Rafa Blas, el heavy ganador de la primera edición de la versión española del concurso ‘La Voz’, tiene preparado su primer disco. El álbum se titulará ‘Mi Voz’ (cómo no) y ha sido producido por Pepe Herrero, líder del grupo Stravaganzza y colaborador de Mónica Naranjo. Estará formado por temas propios y alguna versión. Intentando abarcar todo, el disco también contará con dos colaboraciones tan dispares como las de Alaska, en la enésima reinvención de ‘A Quién Le Importa’, y David Bisbal haciendo lo propio con su tema ‘Aquí y Ahora’. El disco sale a la venta el 11 de junio, y después de fallar eligiendo como primer sencillo una versión de ‘Hijo de la Luna’, ahora presentan la canción que abre el disco, un tema titulado ‘Vivir Morir’, compuesto por cantante y productor.
Rafa, el heavy ganador de ‘La Voz’, estrena single
Fiesta y pelos para Charli XCX
Con su disco de debut en el mercado, la británica Charlie XCX presenta videoclip para otro de los temas incluidos en ‘True Romance’. Una vez más, Ryan Andrews es el director encargado de filmar las aventuras de Charli, esta vez al ritmo de la canción ‘Take My Hand’. Ahora la cantante y su director habitual optan por ambientes llenos de humo, fiesta y animadoras, mientras la joven se pasea por habitaciones convirtiendo su cabellera en protagonista involuntaria del clip a base de moverla o atusarla repetidamente.
Guerra entre Amanda Bynes y Rihanna
¿Quién es Amanda Bynes y por qué es noticia en medio mundo? Bynes es una «actriz, diseñadora, cantante» y, por lo que sabemos ahora, polemista profesional. La chavala comenzó la semana pasada siendo noticia en varios medios cuando fue arrestada por posesión de marihuana y porque al ser detenida lanzó una pipa desde el piso 36 en el que vive. Además, posteriormente a su detención, la joven acusó a los policías que la detuvieron de acoso sexual.
Pero como a la chica aquello le pareció poco, ahora nos enteramos por TMZ de que Bynes se armó con Twitter para atacar a Rihanna de manera gratuita. Empezó de manera brutal y sin aviso previo afirmando a la de Barbados: “luces tan fea intentando parecer blanca” o “Chris Brown te pega porque no eres lo suficientemente guapa”. Los tweets ya han sido borrados, pero siempre hay algún alma caritativa que los captura para todos nosotros. Entre otras de las lindezas que regaló a Rihanna, la actriz escribía: “nadie quiere ser tu amante, así que avisa a todo el mundo y a sus madres y cuéntales que casi llamo a mi nuevo perro Rihanna”. La de Barbados no hizo ningún comentario directo al respecto pero sí publicó en Twitter una frase que, sin hacer referencia directa a las palabras de Bynes, todo el mundo sabía a lo que se refería. “Esto es lo que pasa cuando cancelan ‘Intervention’”, haciendo referencia al programa de televisión en el que se ayuda a personas con problemas. La actriz no tardó mucho en responderle, aunque luego también borrase cualquier evidencia. “A diferencia de tu cara de fea yo no me drogo, tú sí que necesitas ‘Intervention’, perra. ¡Conozco tu cara de fea en persona! ¡No eres bonita, lo sabes!”.
Por lo que parece, alguien quiere ganarse el título de “attention whore” de la temporada a toda costa y no sabe cómo.
Jessie J se pone salvaje
Como sabe medio mundo, Jessie J, aparte de raparse la cabeza, está trabajando en su segundo disco después del éxito de ‘Who You Are’. La británica presenta ‘Wild’, primer sencillo de este nuevo trabajo con la compañía de los raperos Big Sean y Dizzee Rascal. Además estrena el videoclip que le ha dirigido Emil Nava, en el que la cantante luce cuerpazo en bikini y en blanco y negro, mientras la secundan los raperos que participan en el tema.
Cancelado Planet Babylon Wum
Planet Babylon Wum, que iba a celebrarse los días 21 y 22 de junio en Valdemoro, Madrid, con la presencia de gente como Gentleman & The Evolution y Zombie Kids, se ha cancelado debido a los «nuevos requisitos administrativos» que se les han solicitado, tras la cancelación de Fermín Muguruza. Esta es la nota de prensa:
«Desde que hicimos pública esta nueva edición del festival hemos tenido que ir dedicando mucho tiempo y esfuerzos a salvar las distintas dificultades administrativas que nos hemos ido encontrando. Esta situación empeoró la semana pasada, cuando se nos notificaron una serie de nuevos requisitos administrativos que nos han llevado a tomar esta difícil decisión. Tras 4 años de éxito y crecimiento de este proyecto, justo en el momento que más está sufriendo la oferta cultural y que más complicado resulta invertir, hemos visto como esta iniciativa 100% privada avalada por el público, ha visto truncado su crecimiento por culpa de exigencias y requerimientos por parte de diferentes organismos públicos. Desde la cancelación de Fermín Muguruza, hasta los requisitos de última hora que, aún siendo satisfechos, no nos garantizaban la celebración del evento el día previsto.
Tomar esta decisión no ha sido nada agradable. Además de provocar unas pérdidas superiores a los 50.000€ supone dejar a nuestro público y artistas sin una cita basada y pensada exclusivamente para ellos. La organización del Planet Babylon WUM Festival lamentamos el criterio de la actuación de las entidades y organismos públicos que, como va siendo común, nos están obligando cada vez a más profesionales a explotar sus actividades fuera de nuestras fronteras, sin aparente criterio alguno.
Lamentamos igualmente esta decisión que significa la pérdida de empleos y actividad económica que tanta falta hacen a nuestra comunidad. En cuanto a las entradas vendidas, la organización del Festival hará la total devolución de las mismas incluyendo los gastos de gestión. No es necesario hacer reclamación alguna y la devolución se realizará de manera directa esperando poderla tener resuelta en el plazo de 1 semana aproximadamente. Cualquier consulta puede realizarse a través de planetbabylon@gmail.com. No queremos despedirnos sin agradecer a público, artistas y colaboradores todo el cariño, respeto y profesionalidad que durante estos años hemos compartido».
Love of Lesbian cantan ‘Fantastic Shine’ para una marca de cervezas
Love of Lesbian han vuelto a recuperar el inglés en su spot para Estrella Damm, que se ha estrenado recientemente con el eslogan «Todo depende del cómo y el cómo sólo depende de ti» y el hashtag #mediterráneamente. El tema se titula ‘Fantastic Shine’ y el vídeo incluye bien de morreos, paella, buen rollo y «parapapás». Atención al «final sorpresa» que el mismo grupo insinuaba en Twitter. Ahora sólo cabe esperar si la canción alcanza tanto éxito como aquel spot de la marca con Herman Dune.
L.A. y You Don’t Know Me telonean a Muse
L.A. viven un momento dulce. ‘Dualize‘ lleva 5 semanas en la lista de ventas de Promusicae y ahora acaba de conocerse que el grupo será telonero de Muse cuando nos visiten el próximo 7 de junio en el Estadio Olímpico de Barcelona (también actuarán You Don’t Know Me). Además, se ha organizado un concurso a través de Deezer según el que se busca al fan número 1 de Muse. Está en juego una entrada VIP para el concierto con palco, cátering y «meet & greet» con Muse.
Prince versiona a Pearl Jam
Prince sigue siendo noticia por de todo un poco menos por publicar o anunciar siquiera disco nuevo. Ahora la cosa es que junto a su nueva apuesta femenina, 3erdEyeGirl, ha versionado el ‘Even Flow’ de Pearl Jam. Sólo es un minuto y medio de desarrollo, pero por lo que tiene de inesperado, no deja de tener su aquel.
Carlos Jean: «En España la gente se ha aburrido del pop»
Para bien o para mal, depende de quién te cuente la historia, Carlos Jean ha dejado huella en la industria musical española. Productor, compositor, cantante, Dj y mecenas, largo ha sido el camino recorrido por este artista desde que en 1998 publicara en Subterfuge el mítico ‘No Blood’ junto a Najwa Nimri. Entonces era algo así como una promesa del indie electrónico patrio. Hoy, dueño de su propio sello, apuesta por un modelo de negocio distinto al de la tradicional discográfica. Su último trabajo ha sido componer la banda sonora de ‘Combustión’, la película de Daniel Calparsoro en la que Álex González, Adriana Ugarte y Alberto Ammann juegan a las carreras ilegales de coches. De este disco, de su futuro, de las bondades del dubstep y de la muerte del pop nos habla en esta entrevista.
Con ‘Combustión’ ya son cuatro las películas de Daniel Calparsoro a las que has puesto música. ¿Es el único director del que te fías o es el único que te llama?
Bueno, hice también la música para ‘Una de zombies’, dirigida por Miguel Ángel Lamata, pero sí, sobre todo he trabajado para Daniel. Me gusta porque es un director valiente y arriesgado que nunca se va a lo establecido. Es un tío al que le gusta experimentar y por eso para mí siempre es un premio colaborar con él. Aunque como en todo tampoco te voy a negar que estos trabajos, además de porque nos gusta lo que hacemos cada uno, llegan porque nos conocemos.
¿Y cómo compones, trabajas con el guión o esperas a que Daniel te entregue imágenes montadas?
Lo primero siempre es el guión, aunque yo sobre todo me espero a ver cuál es el color que domina la película. Es algo que me obsesiona porque lo veo fundamental para conseguir que la estética de la imagen y la de la música estén en la misma línea.
¿Esta película de qué color es?
Sobre todo azul, aunque debo decir que esta vez más que el color me he dejado llevar por las texturas. Daniel ha grabado mucho en la oscuridad y eso se ha reflejado en mi música, que transmite riesgo y cierta frialdad.
Desde que se publicó este disco has remarcado en todas las entrevistas que ésta es una banda sonora narrativa y progresiva, no una colección de canciones puestas al tuntún para rellenar minutos de película. ¿Cuál es la diferencia?
Para mí era importante que todos los cortes del álbum estuvieran unidos en tonalidad y armonía para que transmitieran un sensación de coherencia. Por eso lo primero que hice fue crear las bases y a partir de ahí ya añadir elementos para componer canciones que, aunque sueltas suenen diferente, en conjunto se adapten a esa columna vertebral narrativa.
¿Crees que esas canciones funcionan igual sin acompañarse de las imágenes para las que fueron creadas?
Sí, desde el principio quise que éste fuera el nuevo disco de Carlos Jean, no la banda sonora de ‘Combustión’, y para conseguirlo hemos tenido incluso que cambiar el orden de algunas canciones que, de aparecer como aparecen en la película, harían menos agradable la escucha.
En 1998, cuando publicaste junto a Najwa ‘No Blood’, tu estilo tiraba hacia la electrónica con toques de trip hop. Ahora, en ‘Combustión’, te descubres experimentando con el dubstep y sonidos más bakalas. ¿Lo tuyo es una progresión lógica o es una obsesión por adaptarte a los gustos musicales de cada momento?
Toda mi vida, desde el ‘No Blood’, he estado jugando con distintos estilos porque a mí de la música lo que me gusta es su eclecticismo. Por eso nunca hago nada pensando en los gustos masivos, sino sólo en divertirme. Por ejemplo ahora me lo paso genial con el dubstep, pero también grabando con Electric Nana, que tiene una sugerencia en la voz que me recuerda mucho a la Najwa de aquellos años aunque con un toque más comercial… No sé, para mí lo de ser fiel a un estilo es como decir que un libro siempre es mejor que su adaptación cinematográfica. Los estilos están para experimentar con ellos, para tocarlos, y lo bonito es tener la capacidad de poder vivir todos ellos. Yo es que además soy muy culo inquieto y por eso es complicado que haga dos discos exactamente iguales.
En cualquier caso no me negarás que los gustos en España han cambiado mucho en los últimos años. Nunca pensé que figuras como David Guetta o Calvin Harris y estilos como el dance pudieran comer terreno al pop fácilón de grupos como El canto del loco, por poner un ejemplo.
Yo lo que creo es que la gente se ha aburrido de ello, normal cuando tienes al pop español sonando exactamente igual durante 25 años. El problema es que el pop en nuestro país no ha sabido adaptarse a la pegada que tiene el dance como sí lo ha hecho el pop internacional, y eso es algo que me preocupa.
¿Por eso has trabajado con gente tan distinta a lo largo de tu carrera, para sacarles de este estancamiento sonoro del que hablas?
Yo tengo un objetivo en la vida, que es hacer mucha música y conocer a muchos artistas, así que para mí tener la oportunidad de trabajar lo mismo con Najwa que con Shakira, Fangoria, Bebe, Miguel Bosé, Marta Sánchez, OBK, Merche o Raphael es todo un privilegio. Cuando produces te metes dentro de esos artistas y lo que haces es abrir tu mente más con cada disco. Yo no necesito trabajar más con grupos independientes que defienden su estilo con tanta pasión que nunca van a dejarse guiar. Eso ya lo he vivido treinta mil veces. Ahora lo que quiero es saciar mi hambre de conocimientos y sentir que el estómago se me encoge con la música. Reconozco que me lo he pasado muy bien produciendo a todos esos artistas porque hay cosas en las que no crees hasta que no las pruebas. De hecho invito a todo el mundo a que pruebe experiencias que pongan a prueba sus prejuicios. Es maravilloso.
¿Alguna vez has rechazado una oferta de trabajo o siempre te pueden esas ganas de probar algo nuevo?
He rechazado alguna, pero me gusta más trabajar que decir que no, y eso es lo que me mantiene con este espíritu después de 18 años en la profesión. Cuando tenía 22 años Miguel Bosé me contrató para producirle un disco y me dijo antes de empezar “Tú eres el jefe, Carlos. Cuando terminemos de grabar si no me gusta el resultado lo seré yo y te lo diré, pero hasta entonces tú eres el que manda y el que tiene toda la responsabilidad para conseguir que esto salga bien”. Aquella frase marcó mucho mi forma de trabajar, y desde entonces, cuando alguien me llama y no me gusta hago lo posible para que sí lo haga.
Comenzaste tu carrera en un sello pequeño como Subterfuge, luego te pasaste a EMI y ahora has abandonado la multinacional para montar Muwom, una discográfica propia que además vendes diciendo que buscáis talentos para unirlos a marcas. ¿Por qué tanto cambio y a qué te refieres con esto de unir talentos a marcas?
Es más sencillo de lo que parece. Tanto con Subterfuge como con EMI tengo una relación maravillosa, pero lo que pasa es que especialmente esta última no supo entender mi idea de modelo de negocio. Una idea que llegó cuando comprobé que todo el mundo conocía un single que había publicado llamado ‘Mr. Dabada‘ porque aparecía en anuncios y en películas, pero no tanto al artista que lo había creado. Las marcas me habían comido, pero yo, en lugar de unirme al discurso que reinaba en 2004 de que la piratería iba a acabar con la industria, entendí que aquella simbiosis con las marcas podía ser una solución. Al fin y al cabo ellas necesitaban nuestra música para conectar con la gente y nosotros a ellas para mantener vivos nuestros proyectos.
¿No te daba miedo ser visto como un vendido?
Hay gente que intentó atacarme entonces diciendo eso, pero te voy a confesar una cosa: yo nunca he tenido tanta libertad en una discográfica como la que tengo ahora trabajando junto a determinadas marcas. En las discográficas siempre hay gente dispuesta a decirte cómo tienes que hacer las cosas en plan “tienes que bajar esa caja” o “subir la guitarra”, mientras que una marca, como cliente que es, sólo te dice me gusta o no me gusta, pero no entra en tu trabajo como músico de una manera tan específica. ¿Que nos hemos olvidado del espíritu de Woodstock y de la revolución de rock? Pues igual sí, pero es que han pasado ya muchos años. Desde luego que a mí este formato con el que trabajo ahora me parece maravilloso, aunque hay que saber manejarlo bien porque no todo el mundo sirve. A muchos artistas hay que educarlos para poder vivir dentro de este nuevo negocio.
¿Crees que en la industria de la música se ve con buenos ojos esta simbiosis de músico y marca comercial?
Sí, tanto que incluso algunas discográficas se han lanzado a cubrirlo demasiado rápido sin tener una experiencia previa. A nosotros nos ha costado cuatro años levantar Muwom y ganarnos una reputación, mientras que hay discográficas tradicionales que se creen que por tener un catálogo inmenso pueden hacer creatividades. Pero no, antes hay que aprender y para eso, más que catálogo, hace falta mucha humildad.
No sé si con esta mentalidad de empresario asociado a marcas te gustaría que fuese verdad aquel bulo surgido hace años que te atribuía la autoría de la sintonía del Partido Popular.
Pues no lo sé, prefiero mantener la política a años luz de mi vida porque es algo que me desagrada, no tanto el hecho de hablar de ella como de saber que lo que están haciendo los políticos no deja de ser un reflejo de nosotros como sociedad. Es una situación bastante preocupante. Me gustaría construir un futuro distinto, un mundo en el que la gente triunfe por cómo hace de bien las cosas y no por ser quién es, y ese ideal es lo contrario a nuestra realidad actual.
Bueno, yo me refería más a que cualquiera se sentiría orgulloso de ser el autor de una melodía que la gente tararea e identifica tanto con una marca, aunque esa marca sea el Partido Popular.
Aun así seguiría sintiéndome más orgulloso de que una canción pequeña como ‘Dead For You’ haya logrado algo similar. Bueno, de eso y de ser el Dj del Atlético de Madrid.
Calvin Harris cambiará de dirección
Calvin Harris no sólo ha triunfado comercialmente con ‘18 Months‘, del que de momento ha extraído nueve singles, sino que recientemente ha recibido el sorprendente premio a compositor del año en los Ivor Novello. En declaraciones a Music Week, según recoge el NME, el artista ha anunciado que cambiará de dirección. «Estoy haciendo más música de baile que probablemente no llegará a las listas. Estuve en el estudio ayer. Simplemente quiero hacer música, este premio dibuja una línea con respecto a los dos últimos años, en los que jodidamente he intentado hacer singles y éxitos».
Os recordamos que Harris presentará su arsenal de hits en el Santander Music Festival el próximo mes de agosto, junto a artistas como Keane o Willy Moon.
Jessie Ware, con Disclosure y Katy B
La pista de baile llama a Jessie Ware, una de las artistas que hemos visto este viernes en el Primavera Sound. Disclosure, también presentes en el festival, estrenaban este fin de semana un corte llamado ‘When a Fire Starts to Burn’ a través de Soundcloud y también su tema junto a la artista, llamado ‘Confess to Me’, que puede escucharse por ejemplo en esta web.
Por otra parte, Jessie se unía a la actuación de Katy B en el Big Weekend de la BBC para interpretar su canción ‘Aaliyah’, extraída de aquel EP llamado ‘Danger’.
A Mariah Carey le estalla el vestido en directo
Mariah Carey se encontraba actuando en ‘Good Morning America’ promocionando su nuevo single ‘Beautiful‘ (y recordando algunos antiguos) cuando le estalló el vestido de Donatella Versace en mitad del programa televisado. La cantante se mostró tan natural que hasta puede decirse que se lo esperaba después de tantos años llevando ropa por debajo de su talla o casi lo había provocado, bromeando sobre el «momento Youtube» que se avecinaba.
Si alguien se lo estaba preguntando, sí, Miguel estuvo por allí actuando.
Caja de CD singles de Alaska y Pegamoides
Los singles de Alaska y Pegamoides, una de las reliquias de las tiendas de coleccionismo de nuestro país, se editarán en CD el próximo 25 de junio en una caja de seis cd’s. Se incluirán las portadas originales y un libreto con texto de Rafa Cervera y material gráfico inédito. En formato físico, los singles no se venderán por separado, pero sí habrá edición digital. Aunque la nota de prensa no lo menciona, la caja llega al mercado coincidiendo casi con el 30º aniversario de la muerte de Eduardo Benavente, que se produjo un 14 de mayo. Este será el tracklist:
CD Single 1:
01 Horror en el hipermercado
02 El hospital
03 Odio
CD Single 2:
01 Otra dimensión
02 Bote de Colón
03 Quiero salir
CD Single 3:
01 Bailando
02 La rebelión de los electrodomésticos
03 Vértigo
CD Single 4:
01 La línea se cortó (remix)
02 Reacciones
CD Single 5:
01 El jardín
02 Volar
CD Single 6:
01 Bailando (versión en inglés)
02 Redrum (en inglés)
Bilinda de My Bloody Valentine, cantando ‘Just Like Honey’
«Bilinda!», creímos entender al líder de The Jesus and Mary Chain cuando terminaba su interpretación de ‘Just Like Honey’ el pasado viernes en el Primavera Sound. Como no estábamos seguros al 200%, no os lo contamos en directo en nuestra crónica del festival. Errores del directo. Pero aquí está la confirmación. La mítica componente de My Bloody Valentine (que tocaban el día siguiente) era la mujer en sombras que se unió a la banda para interpretar el mayor éxito de la carrera de The Jesus & Mary Chain. Pasen y disfruten.
‘La vida de Adèle’ triunfa en Cannes
‘La vida de Adele’ de Abdellatif Kechiche ha sido la ganadora de la Palma de Oro en Cannes, que acabó ayer. La cinta narra la historia de una joven de 15 años que se siente confundida en cuanto a su sexualidad y que cuando conoce a Emma se da cuenta de lo que realmente siente. Los hermanos Coen también triunfaron con el Gran Premio por la cinta ‘Inside Llewyn Davis’, mientras ‘De tal padre tal hijo’ de Hirokazu Kore-eda se llevó el Premio del Jurado.
En cuanto a mejor director triunfó el mexicano-estadounidense Amat Escalante (‘Heli’), en mejor actriz Berenice Bejo (‘Le passé’) y Bruce Dern fue el mejor actor (‘Nebraska’). Jia Zhangke se hizo con el mejor guión (‘A Touch of Sin’).
CocoRosie / Tales of a GrassWidow
Pese a los gimoteos de los puristas, la evolución en la trayectoria de las CocoRosie está siendo ejemplar. Uno no pasa de un pequeño baño en un hotel de París al estudio de grabación de Valgeir Sigurðsson en Reykjavík si no quiere y está claro que Sierra y Bianca Cassady ya hace tiempo que superaron todo el tema del encanto lo-fi de sus primeros discos. Con la vista todavía dirigida hacia la completa realización de su propuesta, CocoRosie llegan pues a su quinta entrega, ‘Tales of a GrassWidow’.
En 2007, con la publicación de ‘The Adventures of Ghosthose & Stillborn’, CocoRosie se disfrazaron de viudas de mitad del siglo XIX al mismo tiempo que comercializaban sus canciones con una mayor influencia del hip-hop y un trabajo de producción mucho más profesional; y en el disco posterior, ‘Grey Oceans’, continuaban con ese mismo discurso añadiendo a su sonido otras peculiaridades. CocoRosie llevan por lo tanto un tiempo abrazando sin miedo el lado más siniestro de su propuesta, el que alcanzó su cénit con el videoclip de ‘Gallows’, y ‘Tales of a GrassWidow’ no es otra cosa que la culminación de su creatividad, con la que prácticamente han inventado un género en el que caben hip-hop, world music, electrónica y ópera, entre muchas otras cosas.
Lo hacen, eso sí, sin abandonar su pasional conexión con la naturaleza. El disco se llama como se llama y algunas de sus canciones tratan temas tan escabrosos como la contaminación (‘Tears for Animals’), el matrimonio de conveniencia (‘Child Bride’) o la muerte (‘After the Afterlife’), temas todos con la naturaleza siempre presente, por ejemplo en cómo el fantasma de ‘After the Afterlife’ observa “caracoles mojados mojándose más” sentado en la orilla del río, o cómo la niña de ‘Child Bride’ mira desde su ventana el soplo del viento en la hierba mientras prepara su “cuerpo de cinco años” para el matrimonio. “Soy viuda de la hierba”, entona desolada.
Esta ruptura con la naturaleza se produce pues en contra de la voluntad de las hermanas, o de los personajes que interpretan en sus canciones, y les sirve a las CocoRosie de excusa para defender sus ideales feministas y su amor por la pureza de un ecosistema cada vez más corrupto. Bianca de hecho comenta que siente «un despertar de la comprensión de que hemos estado cómodos en una prisión social durante miles de años […] oprimidos por criterios patriarcales y sistemas religiosos que detestan a las mujeres”. En el álbum no son tan optimistas, pero ese desamparo en pistas como ‘End of Time’ o ‘Far Away’ tiene un poderoso efecto evocador que obliga al oyente a reflexionar.
No lo conseguirían del todo, en cualquier caso, sin la música, y ‘Tales of a GrassWidow’ es probablemente el disco de CocoRosie que de manera más interesante y efectiva engloba el extravagante estilo de las hermanas, lo cual hubiera sido imposible sin la colaboración de músicos habituales como la del colectivo de folk Rajasthan Roots, que aporta percusiones y flautas, evocando así las raíces nativo-americanas de CocoRosie en temas como ‘Child Bride’ o ‘Broken Chariot’; el pianista Raël Rakontondrabe, los beatboxers Taz y Ashley Moyer, el amigo Antony Hegarty o el mismo Valgeir Sigurðsson, que co-produce.
Y el resultado, ayudado por la que es quizás la mejor secuenciación de canciones de su carrera, todo un viaje, es puro CocoRosie. ‘End of Time’ es la más hip-hopera y la nana ‘Roots of My Hair’, con bellas melodías de arpa y sitar, la más folkie. También suenan juguetes en ‘After the Afterlife’ y ‘Far Away’ es puro ‘Medúlla’. El gran hit es ‘Gravediggress’, con el estribillo más memorable –por algo es el primer single– y una letra que podría haber escrito –ejem– Emily Dickinson. Lo poético de sus letras es asimismo encomiable en pistas como ‘Harmless Monster’, cuyo desarrollo da escalofríos; o ‘Child Bride’. Aunque el disco falla en sus dos últimas pistas, ‘Tales of a GrassWidow’ deja huella de verdad y es sin duda alguna uno de los mejores álbumes de CocoRosie, y del año.
Calificación: 8/10
Lo mejor: ‘Tears for Animals’, ‘Child Bride’, ‘Gravediggress’, ‘Roots of My Hair’
Te gustará si te gusta: Björk, las mismas CocoRosie, el pop que no teme experimentar
Escúchalo: Deezer
‘Random Access Memories’ arrasa en Reino Unido
No es ninguna sorpresa que el disco de Daft Punk haya arrasado en Reino Unido, después de que ‘Get lucky’ haya sido top 1 durante un mes. De hecho es ya la canción más vendida del año en este país con 700.000 copias despachadas. Pero aun así es noticia que ‘Random Access Memories‘ sea número 1 en las islas porque es el primer número 1 en álbumes para Daft Punk y porque lo ha logrado con cifras espectaculares: 170.000 copias.
En el puesto 3 se ha quedado la nueva entrega de The National, ‘Trouble Will Find Me‘, el mejor dato de su carrera. Sorprende también la entrada de Texas en el puesto 4 con ‘The Conversation‘, mejorando el dato del disco anterior, que fue top 16, e incluso de ‘Careful What You Wish For’, que fue top 5.
Neutral Milk Hotel, al Primavera Sound 2014
El Primavera Sound anunció anoche a través de sus pantallas y Facebook la primera confirmación para su edición 2014. Se trata de Neutral Milk Hotel, grupo que recientemente confirmó que saldría de gira.
Os recordamos que podéis leer lo que fueron nuestras crónicas en directo del jueves, viernes y sábado.
Kanye West se proyecta en Barcelona
Según el mailing de Universal España, con motivo del lanzamiento del nuevo disco de Kanye West, se han organizado unas proyecciones del artista actuando en edificios especiales en un montón de ciudades de todo el mundo. Este domingo 26 de mayo, coincidiendo con el cierre del Primavera Sound, Kanye West «se deja caer por Barcelona”. Las horas y edificios/lugares son estos, acompañados en la nota de prensa por unos graciosos enlaces a Google Maps:
9.30pm CET – CCIB – Centro de Convenciones
10.30pm CET – Parc Del Forum
285 Passeig Taulat
11.30pm CET – Telecor Correos
12.30am CET – Plaça dels Àngels
Primavera Sound 2013: sábado
Así ha sido la tercera y última jornada del Primavera Sound en el Parc del Fòrum en la que hemos asistido a grandes conciertos, entre ellos los de Dead Can Dance, My Bloody Valentine, Nick Cave y Hot Chip. También puedes leer cómo fueron las jornadas del jueves y el viernes, del festival.
Fotos: Primavera Sound (Eric Pamies, Dani Canto)
Deerhunter sustituyen a Band of Horses en el Primavera Sound
El Primavera Sound ha anunciado que Band of Horses han tenido que cancelar su actuación debido a que condiciones climatológicas adversas les han impedido volar. Les sustituirán Deerhunter, que ya actuaron el jueves. Este es el comunicado:
«Lamentamos comunicar que la actuación Band Of Horses prevista para mañana sábado 25 de mayo ha quedado cancelada. Debido a condiciones climatológicas adversas, los miembros del grupo no podrán viajar hacia Barcelona según lo inicialmente planeado. Deerhunter será la banda que los sustituya en el escenario Heineken».
Phosphorescent / Muchacho
Quizá no hizo demasiado ruido, pero ‘Here’s To Taking It Easy’ (2010) fue un gran disco, posiblemente el mejor que hubiera firmado Phosphorescent hasta ese momento. Matthew Houck, nacido en Alabama y criado en Athens, Georgia, llevaba moviéndose en el circuito independiente del alt-country desde comienzos de la pasada década, a rebufo de los grandes del género, Will Oldham y Bill Callahan. Tomando los muelles de Brooklyn como base de operaciones, donde poco a poco había ido montando un estudio de grabación a su medida, Houck consolidó su propio espacio con álbumes tan sólidos como ‘Pride’ o ‘To Willie’, un homenaje a su ídolo, Willie Nelson.
La crítica alabó ‘Here’s To Taking It Easy’ y el público lo recibió bien, propiciando una larguísima gira en EE UU y Europa. Pero al regresar a Brooklyn, todo se desmoronó. Un plan urbanístico obligó a Houck a abandonar la nave en la que había acumulado equipos de grabación durante años, teniendo que desplazarse a un lugar mucho más pequeño y, por si fuera poco, la bebida y las drogas de los largos meses en la carretera propiciaron la ruptura con su novia, lo cual terminó de volver loco a Matthew, hasta el punto de que se planteó dejar la música para siempre. La historia del pop y el rock está repleta de discos en los que las circunstancias personales del artista juegan un papel fundamental en el plano creativo, y ‘Muchacho’ es uno de ellos.
‘Muchacho’, el título del álbum, tiene su origen en un poema de Neruda que le vino a la cabeza en un viaje a México y que él interpretaba como una invitación a tomar las cosas tal y como venían. Como dice a modo de mantra y autoayuda la letra de ‘Sun, Arise!’ y ‘Sun’s Arising’, introducción y epílogo del disco respectivamente (la misma canción desde perspectivas distintas), «el sol se está elevando, cálmate. Tras la oscuridad, cálmate». Algo le invitaba a empezar de nuevo, a mirar hacia adelante, aunque estuviera más que jodido. Y ese es el espíritu de un álbum en el que, según Houck, esas canciones llegaban a él y no podía dejarlas pasar. El resultado es que, extrañamente, un momento tan convulso de su vida ha propiciado su obra más equilibrada.
Apartándose un poco de la pulcritud casi ortodoxa de su anterior obra, que le hermanaba con otros nuevos héroes de la americana y el folk como Damien Jurado, la producción de ‘Muchacho’ es variada y a menudo sorprendente. En algunos casos, tecnifica sus canciones con cajas de ritmo, samples y sintetizadores, de una manera muy cercana a la del añorado Mark Linkous (Sparklehorse). Es el caso de la magnífica ‘Song For Zula‘, sin duda una de las canciones del año, en la que Houck se despacha una visión descorazonadora y amarga del amor, al que define como una «jaula» que te convierte en alguien «irreconocible», proclamando muy directamente «no volveré a abrirme de esa manera jamás».
De forma similar, la preciosa ‘Terror In The Canyons (The Wounded Master)’, profundiza en reproches a su ex pareja, y en la animosa y creciente ‘A Charm / A Blade’ canta «esto no es como tú querías (…), pero quedan muchas cosas en el camino». Aunque quizá la pieza más doliente del conjunto sea la evocadora ‘A New Anhedonia’, donde Houck afronta de una manera bastante explícita toda la tristeza y la depresión que entonces le ahogaba. Sin embargo, ‘Muchacho’ no es un álbum triste. No olvidemos que la imagen de la portada le retrata sonriente con dos jóvenes semidesnudos en una cama, al fondo. En esa línea ahonda el trotón ‘Ride On / Right On’, un tema que juega con el sexo urgente como bálsamo contra el dolor. Incluso en los temas más tristes, Houck deja muestras de su determinación por no rendirse y afirma sentirse renovado. En la explícita y emotiva ‘Muchachos’ Tune’, un vals convertido en pieza central del disco, logra arrancarnos una lágrima cuando dice «he estado jodido y he sido un imbécil, (…) pero me repondré y volveré contigo», en un «you» que puede ser interpretado como dirigido a nosotros, su público.
‘Muchacho’ es un disco muy trabajado en lo sonoro, muy rico en matices, con vigorosos arreglos de metales (de clara inspiración mariachi) y un fiddle que duele. No en vano, Houck ha empleado un año completo en su grabación. Y sin embargo, frecuenta un sonido deslavazado, con cierto aire de improvisación, que logra amplificar un mensaje tan puro y honesto. Por ejemplo, en la fantástica ‘The Quotidian Beasts’ aúlla con su voz envuelta en una reverb que lleva a imaginarnos al pobre Matt cantando desde el fondo de un pozo. Y no se me ocurre mejor metáfora para describir el contenido de este fabuloso disco.
Phosphorescent actúa el próximo sábado 25 de mayo en Barcelona, en Primavera Sound.
Calificación: 8,5/10
Lo mejor: ‘Song For Zula’, ‘Muchacho’s Tune’, ‘The Quotidian Beasts’, ‘Ride On / Right On’, ‘A Charm / A Blade’
Te gustará si te gustan: Sparklehorse, Father John Misty, M. Ward
Escúchalo: en Deezer
Primavera Sound 2013: viernes
Buena segunda gran jornada del Primavera Sound con el sobresaliente show de The Knife, el regreso nada decadente de Blur, el excelente concierto de James Blake, o los conciertos de The Breeders, The Jesus & Mary Chain o Pony Bravo. Tras nuestra crónica del jueves, con conciertos como los de The Postal Service, Deerhunter, Phoenix o Savages, esta fue nuestra crónica en vivo del viernes.
Foto: Primavera Sound (Eric Pamies).
Matthew E. White / Big Inner
«Siempre volvemos sobre los grandes: Miles Davis, Ray Charles, Jorge Ben, Duke Ellington, Otis Redding (…) Esas son nuestras referencias y no las jodidas bandas de indie pequeñas sobre las que nadie ha escuchado hablar. La música que se ha enfrentado al paso del tiempo se nos pone como cima en una montaña que nos gustaría escalar”. Estas declaraciones las hacía en una entrevista a Uncut Cameron Ralston, bajista dentro del grupo Spacebomb, una orquesta que integra músicos de todas las ramas y que ayuda a comprender el concepto de ‘Big Inner’, el debut de Matthew E. White.
‘Big Inner’ salió a la venta el pasado agosto en Estados Unidos y no fue hasta enero de este año cuando, gracias a Domino, pudimos disfrutar de un debut que sabe a split magnificado por la participación de tantos músicos, entre ellos Phil Cook de Megafaun o Ivan Howard de Gayngs.
El colectivo Spacebomb forma una parte importante en la vida de White, que a través de este Tumblr ha querido hacer una pequeña introducción sobre todos los músicos que contribuyeron en este viaje con mención especial a Cameron Ralston y Pinchon Chanselle, los que más se involucraron en la grabación realizada en casa de White y que se recrea en el soul setentero pero también deja entrever partes más oscuras, quizá las más orientadas hacia la espiritualidad.
La religión, en concreto el catolicismo, es otro de los pilares fundamentales en la vida de Matthew E White. Sus padres, además de ser sus héroes -y el listón está alto porque dentro de este top se encuentran Randy Newman, Dr John o Marvin Gaye- lo educaron dentro de los parámetros del catolicismo y el músico no teme reconocerlo. Ahí está la majestuosa ‘Brazos’, una extensa canción que cierra el disco y en sus últimos cinco minutos reitera con fervor una cita original de ‘Brother‘, canción de Jorge Ben que dice “Jesucristo es nuestro señor, Jesucristo es tu amigo”.
La gravedad de la voz de Matthew E White pero a su vez el deje desganado que tiene a la hora de cantar lleva a fantasear sobre cómo hubiera sido el soul si Fred Neil se hubiera acercado a él. Las baladas también tienen hueco en este ‘Big Inner’, ahí están ‘One of These Days’ o ‘Will You Love Me’, que siempre dejan ese regusto épico gracias a la inclusión de vientos. La construcción del disco es sólida y se agradece la ausencia de falsetes, ya que White nunca canta por encima de sus posibilidades. Los momentos más funk llegan con ‘Big Love’ y ese piano tan juguetón que anima a mover el hombro como lo haría cualquier corista de gospel, mientras que la improvisación deja su huella en el final de ‘Hot Toddies’ (no hay que olvidar que White también profundizó en el jazz con el grupo Fight The Big Bull).
‘Big Inner’ es un gran álbum pero con matices. Es visible que el abanico de influencias de White es tan amplio y es tanto su afán por reflejarlas que en ocasiones se acaba formando un batiburrillo de excesos que termina en canciones dobles (cuando no habría problema en que estuvieran separadas). No obstante estas carencias se pulen cuando una escucha la voz de White, una suerte de crooner desencantado de la vida material que lucha por adentrarse (y adentrarnos) en una vida espiritual.
Matthew E. White estará tocando hoy 24 de mayo en el Primavera Sound.
Calificación: 8/10
Lo mejor: ‘Big Love’, ‘Will You Love Me’, ‘One Of These Days’
Te gustará si te gustan: Beck, Lambchop, el sello Motown
Escúchalo: en Deezer






















