Corría el año 2002, ni más ni menos, cuando Antena 3 emitía el espantoso ‘Hay una carta para ti’, en plena resaca de ‘Sorpresa, ¡sorpresa!’ y presentado precisamente por Isabel Gemio, una rosa, un cartero y un sobre gigante. La mecánica del programa era muy sencilla: si habías abandonado a tu novia y querías una segunda oportunidad, te querías casar con tu novio o con tu amigo de toda la vida y no te atrevías a decírselo a la cara o te habías separado de un ser querido por el motivo equis y deseabas un reencuentro, te ponías en contacto con el programa para que hicieran llegar tu mensaje.
Cuesta creer que, en plena era de Google y Facebook, un programa como este fuese a triunfar, con lo moderadamente sencillo que es encontrar a alguien (infinitamente más que en 2002, de hecho). Sin embargo, lo que sí sigue funcionando es esa estupidez humana que te impide darle a una persona un mensaje personal en la más estricta intimidad, pero que te anima a hacerlo en un plató de televisión delante de cientos de miles de personas. Misterios de la psique.
La única pregunta en el aire era, por tanto, si Jorge Javier Vázquez, ese hombre en Telecinco que lo hace todo, llevaría bien el peso de este programa que tanto recuerda a Antena 3 y a la primera presentadora de ‘Lo que necesitas es amor’. J.J. ha lidiado con relativo éxito con formatos mucho más explosivos, como ‘Sálvame’ o ‘Supervivientes’, pero la realidad es que no puede con este: termina leyendo el guión más que Rajoy en cualquier debate electoral, lo que hace que el ritmo se esfume a pasos agigantados.
‘Hay una cosa que te quiero decir’ termina resultando pesado por tres motivos en especial: es exageradamente lacrimógeno (hasta Jorge Javier Vázquez termina llorando en algunas ocasiones); las historias se alargan casi tanto como algunas de las tramas de las series de producción nacional de la cadena (no, no es una broma: dura de 22:00 a 01:30, tres horas y media) y porque -para qué negarlo- el método de comunicación a través de una pantalla gigante termina resultando altamente ortopédico, hasta el punto de ser capaz de cercenar el clímax de las historias por la incapacidad de los productores de retirar la barrera en forma de sobre a tiempo.
Aunque la pregunta más importante de todas es… ¿qué necesidad había de recuperar este formato de la papelera de reciclaje de la que nunca debería haber salido?
Passion Pit ha dado a conocer nuevos detalles de la continuación de su excelente Manners (2009). Su nuevo disco llevará por nombre ‘Gossamer’ y estará producido, como ya os informamos, por Chris Zane. Estará compuesto por 12 canciones y será publicado el próximo 24 de julio a través de Columbia Records.
Un álbum que en cierto modo el propio Michael Angelakos ha definido como más personal: «Tuve un año muy duro: me comprometí justo antes de empezar la grabación y eso desgasta mucho. Me he humillado en este disco, tuve que hacerlo. Tenía muchos problemas como tanta gente en el mundo», recalcaba. Acto seguido señalaba que Passion Pit sería para él esa cuchara de azúcar que el compositor Robert Sherman utilizaba en ‘Mary Poppins’ para tragar mejor la medicina. En el apartado de colaboraciones del LP, destacan los nombres de Nico Muhly y el trío sueco Erato, populares en la red gracias a su versión “casera” de ‘Call Your Girlfriend’ de Robyn.
Spotify ha hecho un estudio sobre 78.000 playlists especialmente creados para bodas. Los resultados de las canciones más pinchadas en estos eventos en Reino Unido se componen de hits de hoy y de ayer, donde la letra es lo de menos. No sorprende la presencia de ‘Single Ladies’ por la tontería del anillo, ni clásicos fiesteros tipo ‘Dancing Queen’, ni hits de años recientes como ‘I Gotta Feeling’, ni canciones de amor tipo ‘Make You Feel My Love’ en versión de Adele.
1. Black Eyed Peas – ‘I Gotta Feeling’
2. Kings of Leon – ‘Sex On Fire’
3. The Killers – ‘Mr Brightside’
4. Stevie Wonder – ‘Superstition’
5. Abba – ‘Dancing Queen’
6. Journey – ‘Don’t Stop Believin’
7. Beyoncé – ‘Single Ladies (Put A Ring On It)’
8. Billy Idol – ‘White Wedding’
9. OutKast – ‘Hey Ya!’
10. Adele – ‘Make You Feel My Love’
11. Jason Mraz – ‘I’m Yours’
12. Stevie Wonder – ‘Signed, Sealed, Delivered (I’m Yours)’
13. Jackson 5 – ‘Blame It On The Boogie’
14. Beyoncé – ‘Crazy In Love’
15. Al Green – ‘Let’s Stay Together’
16. Take That – ‘Greatest Day’
17. The Proclaimers – ‘I’m Gonna Be (500 Miles)’
18. Barry White – ‘You’re The First, The Last, My Everything’
19. Dolly Parton – ‘9 To 5’
20. Bill Medley & Jennifer Warnes – ‘(I’ve Had) The Time Of My Life’
El próximo miércoles 16 de mayo llega a Razzmatazz el Grand Tour de la mano de Estrella Damm, con Francia como país invitado. Tras el Grand Tour Bélgica (que contó como muchos recordarán con 2manydjs, Aeroplane o Das Pop), esta vez llegará desde Francia Charlotte Gainsbourg, con la colaboración de Connan Mockasin, presentando su último disco ‘Strange Whisper’. Este «featuring» se debe al tema ‘Out Of Touch’, que han interpretado juntos.
Completarán la fiesta Kavinsky pinchando, los directos de Jupiter y Pegase, y los dj sets de Minitel Rose y djd!, que preparará dos sets especiales para esta noche, repletos de sonidos galos. Las entradas anticipadas están a la venta a 24 euros.
‘L’Amor Feliç‘ parece que está llamado a ser el disco definitivo de Mishima, uno de los grupos de más sólida carrera en el panorama del pop actual. Desde sus comienzos, hace más de una década y cantando en inglés, han ido creciendo poco a poco, puliendo su pop elegante en la línea de Tindersticks o Dominique A, dando cada vez más espacio al catalán como lengua en la que expresarse, ganándose a pulso cada fan nuevo. Ya con su quinto disco, ‘Ordre I Aventura‘ (2010) parecieron abandonar ese estatus tan goloso para los críticos musicales pero tan poco querido para los propios músicos que es el de grupo de culto, y se dieron a conocer a un público cada vez más amplio. Ahora, contando con el apoyo de una multinacional como Warner, parecen listos a dar el salto a la primera división, esa en la que puedes ver tu nombre en los carteles de los festivales sin tener que acercar la cara. Charlamos con David Carabén, cantante y compositor, y Dani Vega, guitarrista, sobre justas medievales, daneses que van a conciertos en bibliotecas y sobre la gracia que les hace ser considerados pioneros de algo.
La portada, un pañuelo ensangrentado, ¿tiene que ver con el primer tema, ‘La Vella Ferida’?
David: «No necesariamente, aunque puede verse así. Leyendo sobre los orígenes del amor romántico, que se sitúa en el siglo XII con la poesía trovadoresca, encontré que había una tradición cuando se celebraban las justas (los torneos de caballeros con las lanzas). La dama ofrecía un pañuelo de seda salvaje al caballero que, en el caso de quedar herido, mojaba el pañuelo con su herida. Se ha interpretado esto como el origen metafórico de la relación amorosa, en el sentido de que ella ofrece la pureza, la virginidad, a cambio del sacrificio del hombre. Esa asociación entre muerte y amor y ese intercambio de sacrificio por pureza me pareció una buena imagen para la portada. Albert Folch, que es su diseñador, tuvo la buena idea de retratarlo como si fuera una naturaleza muerta, un trofeo de caza que está colgado, goteando sangre, y el fotógrafo hizo esta fotografía perfecta, tan fría pero a la vez tan cálida».
En los comentarios de la reseña del disco en nuestra web, algunos se preguntaban si era la prueba de virginidad que se exige a las novias en algunas culturas.
David: «En las bodas gitanas, claro. ¿Y por qué no? Seguro que es la misma tradición, pero en ese caso ya no está la idea del sacrificio sino demostrar si es virgen la chica. En la justa medieval, sin embargo, sí está, que es en lo que se funda la idea del amor romántico».
No sé si se puede decir que es un disco conceptual, pero al menos es conceptual en el mismo sentido que ‘Ordre I Aventura’.
David: «Cuando tienes una manera de trabajar en donde no pones los límites muy claros entre la vida y la obra una se contamina de la otra y, si yo estoy leyendo mucho sobre un tema, en las canciones acaban apareciendo cosas que me han preocupado, interesado u obsesionado últimamente. En ‘Ordre I Aventura’ había estado leyendo sobre ciencia y religión y acabó siendo un disco más espiritual, cosa que no me había planteado nunca. En este leí más sobre el amor romántico, la poesía trovadoresca y todo eso. Y el tema central del disco ha acabado siendo este. También teníamos la idea de sacar un mini-LP de canciones de amor al estilo del ‘A Short Album About Love’ (1997) de The Divine Comedy. Dijimos: «Con las cinco o seis canciones que tenemos sobre el tema, por qué no sacamos un EP». También para responder a la etiqueta de Mishima como grupo que canta al amor más que otros. Yo creo que no es así, pero…»
También es verdad que, aunque el amor sea el tema principal del disco, se habla de otros temas: la muerte, la soledad… Hay un tema central pero no es un disco cerrado.
David: «Como la vida, te puede estar interesando una cosa pero luego te interesa otra y si ves que te has puesto muy solemne intentas «aguar un poco el café»…»
Por eso lo mezcláis con el humor, como en ‘L’Ultima Ressaca’.
David: «Para coger perspectiva. Cuando te elevas, líricamente hablando, si todo el disco tiene esa exigencia al oyente, se hace un poco pesado. Mola de repente bajar y ver que desde otro punto de vista también se puede entender la realidad o la música…»
… para coger un nuevo impulso, porque acabáis el disco en lo más alto, con ‘Ningú m’espera’, en la que David, cantas con mucha más intensidad de la que nos tienes acostumbrados.
David: «Esa canción es muy rara. Empezó queriendo decir una cosa determinada para mí, cinco meses después quería decir otra y, al cabo del tiempo, otra más. Me he relacionado siempre de una forma rara con esta canción. El grupo cogió la versión más grandiosa del tema, y además el armonio le da un rollo solemne».
Dani: «Él llego cantando a grito pelado, súper agudo, con notas muy largas, muy diferente a lo que normalmente hace, y se prestaba a eso. Un rollo muy americano…»
Junto a ‘No Obeir’, tiene un estilo a lo Arcade Fire.
David: «Sí, lo dice mucha gente. Es un coro que nació de una especie de acople, Dani lo empezó a cantar de esa forma…»
Dani: «No tenía que ser tan grande en un principio, pero se fue haciendo grande, Paco [Loco, productor del disco, así como de ‘Set Tota La Vida’ y ‘Ordre I Aventura’] metió unos violines, ni siquiera estábamos cuando lo hizo, y se convirtió en una cosa… En los directos es uno de los temas que mejor funciona».
David: «Antes de grabarlo ya la tocamos en el concierto del Palau [grabado por TV3 y publicado por Sones en DVD] y el público empezó a cantar el coro y lo convirtió en más épico de lo que supuestamente era. En los dos bolos que llevamos de la gira hemos terminado cantando esta canción, el público ha continuado haciendo el coro, nos hemos ido, el público ha seguido cantando, y luego hemos salido y hemos terminado el tema. Imagínate».
Ya de por sí vuestro directo es muy intenso. Recuerdo un concierto en la sala El Sol de Madrid donde a David se le rompió una cuerda de la guitarra y seguisteis con la cuerda rota danzando por el aire. ¿Cómo trasladáis al directo el sonido depurado, elaborado, que tiene Mishima en disco?
Dani: «Es uno de los procesos más interesantes para mí porque la canción la grabas sin pensar en el directo. En este disco hemos querido que no hubiera tanta distancia entre lo grabado y el directo. En anteriores ocasiones no ha sido así: ‘Ordre I Aventura’ es un disco tranquilo pero muchas de las canciones ganan en intensidad sobre el escenario. En este caso no hay tanta diferencia entre lo grabado y lo directo. El proceso consiste en ensayar mogollón y buscar la manera en que todos o casi todos los arreglos suenen en el directo. A veces pasa que yo no puedo, porque si grabo tres guitarras solo puedo hacer una. Igual Marc hace algún arreglo mío. Es casi empezar de cero, porque la canción hay que reelaborarla».
David: «Son dos disciplinas dentro de la música: grabada y en directo. Si te fijas, la música en directo pasa por el cuerpo del intérprete pero también por el del público. El público está subordinado a la canción y, si el equipo de sonido es bueno, le pasa por todo el cuerpo. Cuando la escucha grabada, en cambio, está planchando o haciendo cualquier otra cosa, y se convierte en algo más cerebral».
Dani: «En uno tienes más espacio para texturas y en el otro para jugar con la intensidad».
David, en una entrevista dijiste que un disco era como una casa: que había ventanas que son los singles pero también desvanes, que son esas canciones más o menos misteriosas. Ese espíritu se aplica completamente a ‘L’Amor Feliç’.
David: «Es de esas lecciones que vas aprendiendo con el paso de los años. Al principio yo era un compositor que casi solo escribía en un estado de ánimo concreto, y todas mis canciones estaban en ese estado de ánimo, y comencé a cuestionarme mi forma de componer. Siempre lo hacía a la misma hora de la tarde y pensé «en lugar de eso, voy a componer por la mañana»».
¿Y notaste algún cambio?
David: «Cambió bastante el estado de ánimo de mis canciones. Escuchaba mis discos y pensaba «qué deprimente; yo no soy un tipo deprimente, en la vida me gusta mucho reír y pasármelo bien, y la gente no me ve como una persona oscura o siniestra, ¿qué me pasa que solo escribo de esa forma?». Solo accedía a la música cuando anhelaba algo, solo cogía la guitarra cuando me sentía incompleto. Tienes que luchar para expresar musicalmente otras cosas, es la manera de hacer tu música mucho más interesante, que sea mucho más compleja, más rica. Por eso la metáfora de la casa. No puede estar hecha solo de desvanes, tiene que tener una entrada amplia, una habitación para los invitados, un comedor…»
Dani: «Los discos que más me gustan suelen ser muy variados. Este rollo de los 90 de disco que suena todo igual, cuya producción tiene el mismo tratamiento para todos los temas, que es un estado de ánimo continuo… Para según qué tipo de música sí sirve, pero para otros…»
David: «Recuerdo algunos momentos en el pasado de Mishima en que dábamos pocos conciertos. Al empezar a tener éxito tocas más y de repente te encuentras a las cinco de la tarde en una plaza de un pueblo precioso, con la gente pasándoselo en grande, y tienes que tocar esas canciones deprimentes de la ciudad escritas en invierno y piensas: «mi música no vale aquí». Y tu música tiene que ser válida en todos los sitios, es algo que me he impuesto y creo que en Mishima lo hemos logrado, que estén representados todos los estados de ánimo de una persona».
¿Cómo surgió la idea de hacer una versión de George Brassens, ‘No Existeix L’Amor Feliç’, que además da título al disco?
David: «Mis padres escuchaban mucho a Brassens. Hace poco un amigo me fue pasando canciones hasta que me compré un recopilatorio y lo escuché sistemáticamente. Como ejercicio habitual cojo alguna canción y la traduzco, me gusta hacerlo, me mantiene el músculo compositivo en forma porque tienes que organizar una información en un patrón rítmico, apurar la lengua… Traduje ‘Il N’Ya Pas D’Amour Heureux’, me gustó cómo quedaba, la llevé al grupo y la adaptó muy bien y en el concierto que dimos en Madrid hace algo más de un año ya la tocamos, porque Guillaine, de Litoral [con quienes compartieron cartel], es francés, y lo hablamos. Además, como estaba leyendo sobre los orígenes del amor romántico y esta canción habla directamente del tema… Ahí está el origen del disco, en realidad: Ya que dicen que nosotros hablamos sobre el amor, hagamos un disco sobre ello».
Es un reto traducir a Brassens, y también a Rilke.
David: «A Rilke no lo traduje yo, no lo he leído tanto, pero sí he leído mucho a Joan Viñoli, que hace la versión traducida de Rilke. Es un poeta muy bueno y lo leo a menudo, y en sus obras completas tiene esta versión, que es un fragmento de un poema muy largo, pero es tan chulo porque tiene esta ambición de capturarlo todo, de hablar de la vida y de la muerte de una forma musical y muy sencilla en realidad, y es tan pop y tan sencillo y drástico que decidí incluirlo».
Aunque vuestras raíces musicales son anglosajonas, será por incluir la versión de Brassens que parece que estáis virando más hacia la influencia de la música francesa, Dominique A, por ejemplo.
Dani: «A mí me encanta la música francesa pero no creo que nosotros tengamos una influencia directa».
David: «Cualquier lengua latina, aunque cantes rock o pop, como la estructura gramatical de la frase se parece más que al inglés, quieras que no, esa sonoridad, esa cadencia de los versos, se asemeja».
Dani: «Hablando de letras y de lírica quizá sí, pero instrumentalmente no creo que sonemos nada franceses. Dominique A puede, pero yo soy más anglosajón que otra cosa».
En el tránsito que habéis hecho de cantar en inglés a cantar en catalán, ¿ha influido en la visión musical del propio grupo, de las influencias?
David: «Nosotros siempre hemos cantado en catalán, en el primer disco ya había una canción así, lo que pasa es que poco a poco he ido cogiendo más seguridad a la hora de escribir en este idioma y ha ganado más presencia en el repertorio».
Dani: «No escuchamos más música en catalán porque hayamos cambiado de idioma. Bueno, ahora igual sí, pero como todo el mundo, hay más grupos interesantes cantando en catalán, pero seguimos con las mismas influencias y gustos de siempre».
¿Os consideráis pioneros de esta, digamos, revalorización del catalán? Porque siempre ha habido artistas que han cantado en este idioma.
David: «Lo que nos consideramos es viejos [risas]. Antes y después ha habido grupos muy buenos que han cantado en catalán».
Dani: «Nosotros somos un grupo de rock, y como todos los grupos de rock de hoy en día, ninguno ha sido pionero de nada. La gente insiste con esta pregunta, que si somos pioneros de algo, que si formamos parte de una escena… No me interesa. Hace ocho años, cuando no había escena y no se hablaba de esto, estábamos haciendo lo mismo».
Siempre ha habido grupos que cantan en catalán pero ahora parece que está de moda, ¿están saliendo del armario o es el resto del país el que está prestando atención?
David: «Ha aparecido un público en Cataluña y fuera de allí pero propuestas ha habido siempre. Es verdad que el catalán en la música pasó por momentos duros en los 90».
Con la llegada del indie se dejó de lado.
Dani: «No era cool. Lo era cantar en inglés y ahora casi nadie lo hace».
También es cierto que hay rock en catalán pero no hay tanto pop. Y el que hay parece que tiene que tener esa raíz mediterránea, algo de folk. Vosotros sois más puristas del pop anglosajón y metéis menos elementos de folk.
Dani: «Porque nuestras influencias son otras. Por ejemplo, Manel los conocemos, son colegas, y ellos han escuchado mucha música cantada en catalán, como Serrat».
David: «Y son fans de cantautores, yo no tanto. El cantautor que más he escuchado es Jarvis Cocker, que le considero cantautor porque escribe muy buenas letras. O Nick Cave, o Leonard Cohen, o Bob Dylan. Escriben muy buenas letras y tienen sonoridad rock, que es lo que a mí me gusta».
Ahora que estáis distribuidos por una multinacional (Warner) vais a llegar a más lados, por lo que os volverán a considerar pioneros, la punta de lanza del pop en catalán. ¿Es una responsabilidad?
Dani: «No, pero nos gustaría tener la oportunidad de tocar en sitios donde no hemos tocado nunca en España, por ejemplo en Andalucía».
David: «Es el mismo sentido de la responsabilidad que tienes que tener ante tu obra y como grupo, de crecer y ser mejores cada vez».
¿Sentisteis algún temor de incomprensión la primera vez que salisteis fuera de Cataluña a tocar vuestras canciones en catalán?
David: «Es el mismo temor que deberían tener los ingleses cuando vienen a tocar aquí».
Sí, pero en el fondo parece que se acepta mejor a alguien que canta en inglés.
David: «Sí, esos prejuicios existen pero no puedes hacer tu carrera teniendo en cuenta los prejuicios de los demás, tienes que actuar como si la otra gente tuviera tan pocos prejuicios como tú. Es como decirle a un cineasta vietnamita que no haga cine porque el cine es americano. Cuando te gusta mucho el cine, vas a ver películas de todo el mundo y te gusta escuchar acentos distintos. Por ejemplo, Sigur Rós serían otra cosa si cantaran en inglés».
Cambiando de tema, los que tenéis una carrera consolidada parece que estáis afrontando una popularidad cada vez mayor. Veteranos como Fernando Alfaro, Nacho Vegas, Sr. Chinarro, etc. están teniendo ahora sus mayores éxitos. También hay muchos grupos noveles que están saliendo con cierto éxito. ¿Son las crisis los momentos creativos más potentes?
David: «Creo que ha subido el nivel cultural del país, al menos en Cataluña se ve muy claramente. En la gira de ‘Ordre I Aventura’ tocábamos en muchos auditorios y veíamos que eran casi nuevos. Cada vez hay más gente que se compra instrumentos. España ha mejorado culturalmente y las propuestas son cada vez más ricas y sofisticadas, y encuentran un público más abierto a escuchar peculiaridades. El público culto o exigente busca algo distinto, escuchar otras músicas. Hace unos días di un concierto rarísimo. Una escuela de idiomas de Dinamarca hacía una jornada sobre Barcelona y me invitaron a la biblioteca central de Copenhague a tocar. Había unos trescientos daneses escuchando, sin entender una mierda, claro».
¿Estudiaban catalán?
David: «No, castellano. Otros eran gente que había venido a verlo sin tener ninguna vinculación con la escuela. Esto es inquietud cultural».
Dani: «O en Estados Unidos, hay muchos asiduos de salas que acuden a ver cosas nuevas».
David: «Cuando fuimos a Brighton, al festival The Great Escape, pensábamos que no iba a venir ni Dios y estaba la sala llena, y sabes que esa gente no te conoce ni te ha escuchado nunca. Yo terminé los estudios en Grenoble, una ciudad francesa de trescientos mil habitantes, y tenía una filmoteca con una programación mucho más ambiciosa que la de Barcelona. El nivel cultural se nota en estas cosas, en que el público quiere ver conciertos. Estoy seguro que de aquí a diez años será mejor aún».
Dani: «Y seremos realmente famosos [risas]».
David: «Si no nos separamos antes [risas]. La crisis es muy reciente para analizarla. Yo ganaba el doble de lo que gano ahora, que me dedico solo a la música, y dejé el trabajo cuando empezaba la crisis. Mi mujer no tiene tanto trabajo como tenía…»
Sin embargo, y a pesar de todo lo dicho, las letras son en el fondo optimistas, como lecciones de vida…
David: «Sí. A veces lo veo como un problema: Siempre hablo de cosas graves, importantes, solemnes… Pero también siento que es la manera de superar los obstáculos de la vida. Si logras expresar una emoción dura o difícil y la conviertes en canción, has ganado, porque te puedes enfrentar a ese sentimiento de una forma más confortable y natural. Hay algo optimista en el hecho de poder cantar sobre la muerte, un triunfo del ser humano vivo».
Marlango, en una entrevista reciente, hablaban de la obligación como músicos de ofrecer algo positivo, no sé si a vosotros os pasa lo mismo, si os sentís en la obligación de ofrecer una vía de escape a la situación actual.
David: «La mejor manera de luchar contra una crisis es trabajar y dedicarle lo mejor de ti a tu trabajo y a eso que tú crees que te va a dar felicidad y que se la va a dar a los otros. La salida de la crisis es esta, sacando discos y queriendo expresarte y no hacer tanto caso del «estamos jodidos, todo es una mierda»».
Dani: «Va por separado, hay gente que reclama más compromiso, que los músicos «canten a los tiempos», a lo que está pasando. Este disco de Mishima podría haber salido hace tiempo, ahora o en el futuro, lo de la crisis es circunstancial».
David: «Hay una tentación de que lo que salga en las noticias lo haga en las canciones. Sería un rollo la vida si solo habláramos todos de la crisis».
Dani: «Los periódicos no hablan de sentimientos».
David: «Ni de amor [risas]».
Hace poco Purity Ring, de los que ya conocíamos canciones como ‘Ungirthed’, ‘Belispeak’ y ‘Lofticries’, anunciaban su disco de debut para el próximo 24 de julio. Ahora estrenan una de las canciones contenidas en ‘Shrines’. Se trata de ‘Obedear’, un tema con algo de IDM, chillwave y hasta hip-hop que agradará tanto a los fans de The Knife como a los de Lykke Li.
Chris Ethridge, bajista de Flying Burrito Brothers, ha muerto a los 65 años en un hospital de Mississippi por razones desconocidas. Ethridge formó parte de International Submarine Band con Gram Parsons y junto a gente como Emmylou Harris, se le considera pionero de la americana. Escribió para gente como Linda Ronstadt, Jackson Browne, Ry Cooder y Leon Russell. También tocó para Willie Nelson. Radio 3 publica un bonito obituario sobre él.
Al final de año, la contribución de Willy Moon será una de las revelaciones más interesantes. Ya nos encontramos incapacitados para etiquetar su estilo cuando hablamos de él por primera vez. Y así seguimos. ‘Shakin’’, lo nuevo del australiano, no es otra cosa que una adaptación del clásico de Rudy Toombs (autor de éxitos de la mítica Ruth brown como ‘Teardrops From My Eyes’ o ‘5-10-15 Hours’), que curiosamente también ha sido elegida por Jack White para el repertorio de su álbum ‘Blunderbuss‘. Aunque Moon, como muestra interpretando el tema en directo en el estudio, le sigue dando esa vuelta particular que lo hace tan especial.
Cuando hicimos el listado de todos los proyectos en los que estaba enfrascado Geoff Barrow de Portishead, hablamos del que tenía junto al compositor de bandas sonoras Ben Salisbury. El proyecto conjunto lleva por título Drokk, y como dijimos en su momento, el disco está inspirado en Mega-City One, ciudad ficticia en la que transcurren los cómics de Juez Dredd. El disco ya está disponible en varios formatos, e incluso se puede escuchar íntegro a través de Bandcamp. Tal y como preveíamos gracias a los avances, el disco tiene un fuerte componente retro con sintetizadores que parecen prestados por Vangelis.
El Bilbao BBK Live suma ocho nuevos artistas al cartel de su séptima edición. Entre ellos destacan Keane, James Murphy y The View, que sacarán disco precisamente durante el próximo mes de julio. También se suman We Are Augustines, Pat Mahoney, Awolnation, las apadrinadas por Jack White The Black Belles y Namek Planet, joven banda de Elorrio ganadora del concurso Banden Lehia 2011 (Guerra de bandas) celebrado en Bilbao.
Tras estas incorporaciones, pasado mañana se pondrán a la venta las entradas de día para el sábado, 14 de julio, a un precio de 50€ + gastos de distribución (6€). A falta conocer de la programación de la carpa Vodafone, que se hará pública más adelante, la jornada del jueves 12 se cerrará con el ganador del concurso de maquetas de la emisora de EiTB Gaztea (cuya final se disputará el próximo jueves, 26 de abril, en Bilborock). Os dejamos con el cartel por días, más información en la web oficial.
Jueves 12
THE CURE
SNOW PATROL
BLOC PARTY
JAMES MURPHY
THE JON SPENCER BLUES EXPLOSION
THE MACCABEES
PAT MAHONEY
BAND OF SKULLS
LORI MEYERS
THE GIFT
BEN HOWARD
TRIBES
YOUNG GUNS
…
Viernes 13
RADIOHEAD (FECHA ÚNICA EN ESPAÑA)
THE KOOKS
MUMFORD & SONS
VETUSTA MORLA
FOUR TET
NOAH & THE WHALE
WARPAINT
WE ARE AUGUSTINES
ZEA MAYS
AWOLNATION
HERE WE GO MAGIC
ZOÉ
NAMEK PLANET
…
Sábado 14
GARBAGE
KEANE
GLASVEGAS
THE VIEW
CORIZONAS
ENTER SHIKARI
THE INSPECTOR CLUZ & FB’S HORNS
PURE LOVE
THE BLACK BELLES
…
Theo Hutchcraft ha sido fotografiado en Coachella dándose un beso con la ex de Marilyn Manson, Dita Von Teese, y en un coche en Los Ángeles junto a ella y Kelly Osborne. La prensa asume que Theo y Dita son pareja. A pesar de que Hurts no son famosos en Estados Unidos, parece que el camino de Hutchcraft a convertirse en una celebrity no tiene marcha atrás. En el pasado se le ha relacionado con Marina Diamandis y Alexa Chung.
Hace unos días Azealia Banks cancelaba sus actuaciones en Madrid y Barcelona durante el mes de junio. Sin embargo, según el NME, parece que sí participará de ese ciclo veraniego que se celebra en Baleares y se publicita más en Reino Unido que en nuestro propio país.
Ibiza Rocks y Mallorca Rocks ya había confirmado actuaciones durante el verano de Kasabian, New Order, Bloc Party, Two Door Cinema Club, Kaiser Chiefs, Ed Sheeran, Tinie Tempah, Professor Green o Chase and Status. Ahora se suman Plan B, The Maccabees o Azealia Banks. Al parecer, Azealia estará los días 28 y 29 de agosto como telonera de Example. El 28 sería la fecha en Mallorca y el 29 la de Ibiza. Suponemos que para entonces ya habrá terminado su disco, en el que quiere concentrarse ahora.
Hace poco más de un año que The White Stripes anunciaron su disolución, pero parece que ya ha pasado un siglo. Y no solo porque su último álbum de estudio se publicó en el ya lejano 2007 sino, sobre todo, porque desde entonces Jack White se ha convertido en uno de los músicos más inquietos y prolíficos de la escena: The Raconteurs, The Dead Weather, colaboraciones con Alicia Keys, Danger Mouse y Daniele Luppi, Tom Jones, Insane Clown Possé, el lanzamiento de su propio sello, la producción del disco de debut de su ex mujer, Karen Elson, o del regreso de Wanda Jackson… La lista es casi inabarcable. Y resulta curioso, nada casual, que casi siempre esté escondido entre una banda de músicos reputados o cediendo directamente el foco a otro. Algo extraño, viniendo de uno de los músicos de talento e imaginación más desbordantes de su generación, que en el prodigioso dúo que formó con Meg White, aparentaba la seguridad y la suficiencia que se espera de una gran estrella del rock.
¿Y quién es en realidad Jack White, de nombre real John Gillis? ‘Blunderbuss’, al fin su primer disco en solitario, contiene buenas canciones pero, sobre todo, alberga algunas respuestas a esa pregunta. Como mínimo, desvela ciertos aspectos íntimos de su relación con las mujeres que han marcado su vida en los últimos tiempos y sus respectivas rupturas con ellas. A ellas parece referirse cuando en la inicial ‘Missing Pieces’ canta «a veces alguien te controla totalmente, y cuando dicen que no pueden vivir sin ti no mienten, se llevarán pedazos de ti, permanecerán sobre ti y se alejarán», apuntando a su filia hacia mujeres dominantes o a su propio carácter sumiso.
El daño que parecen haberle infligido las féminas (‘Freedom At 21‘) y su lucha por escapar al maligno amor (‘Love Interruption’) son el eje principal sobre el que gira este álbum, aunque en el single ‘Sixteen Saltines‘ el mensaje alude muy directamente a su ex partenaire artística, con sus referencias a vestirse de negro, blanco y rojo, y planteando una cuestión muy cristalina en su estribillo: «¿quién está celoso de quién?», la lucha de egos que probablemente acabó con The White Stripes. White, sin embargo, equilibra acertadamente su resentimiento con buenas dosis de sentido del humor, como el que demuestra en una ‘I Guess I Should Go To Sleep’ que parece exponer sus fracasadas relaciones maritales (aun amistosas) con Elson, o romanticismo, en un tema titular que habla de relaciones concupiscentes y remata con una frase memorable: «hacer lo que dos personas quieren no está nunca en el menú».
El carácter de disco confesional, intimista y expiatorio casa perfectamente con el tono de canciones como ‘Blunderbuss’, la ya conocida ‘Love Interruption‘, ‘On And On And On’, ‘Hypocritical Kiss’ o ‘Hip (Eponymous) Poor Boy’, guiadas casi siempre por un piano que se erige en protagonista en detrimento de las delirantes guitarras que han caracterizado las canciones más populares de White, que aún brillan en algunos de los cortes más pujantes, como ‘Sixteen Saltines’ o la vibrante adaptación del clásico de Rudy Toombs ‘I’m Shakin´’.
‘Blunderbuss’ es un álbum técnicamente exquisito, con un trabajo de producción perfecto por parte de White, que no se conforma con alargar su prodigioso gusto para retorcer hasta la caricatura los sonidos más clásicos del rock ‘n roll y el rhythm & blues, sino que amplía sus miras y abre nuevas vías por explorar, poniendo especial atención a los trabajos vocales con una pléyade de féminas, que incluye a su ex esposa, y hace destacar a valores por descubrir, como la maravillosa Ruby Amanfu en ‘I Guess I Should Go To Sleep’ o la sugerente ‘Take Me With You When You Go’. Aunque se haya resistido, es indudable que el músico de Detroit estaba llamado a labrarse su propio camino, y demostrar que proyectos como The Raconteurs o The Dead Weather no servían para desplegar todo su talento. Aunque no alcance la chispa y el gancho de sus mejores momentos con The White Stripes, ‘Blunderbuss’ destaca sobremanera por encima de cualquiera de sus múltiples proyectos accesorios.
Calificación: 7,5/10 Lo mejor: ‘Sixteen Saltines’, ‘I Guess I Should Go To Sleep’, ‘Blunderbuss’, ‘I’m Shakin´’ Te gustará si te gusta: The Black Keys, The White Stripes, la familia Cash, Escúchalo: Spotify, Spinner
Conor Oberst volverá a uno de sus múltiples proyectos aunque se desconoce por cuánto tiempo. Desaparecidos, con quienes publicara un álbum en 2002, aparecen en el cartel del Maha Music Festival que se celebrará en Nebraska el próximo 11 de agosto. Tras separarse en 2002, el grupo se reunió para una actuación única en 2010, aunque se cree que esta vez podría seguir una gira completa.
Esperábamos un nuevo single de ‘Words and Music by Saint Etienne’ llamado ‘I’ve Got Your Music’ hace unas semanas, pero no ha llegado. De momento, tras el sencillo ‘Tonight’, número 1 instantáneo de nuestro top, el mundo puede escuchar un nuevo corte titulado ‘Answer Song’. Un medio tiempo alejado de ‘Tonight’ pero donde aún es evidente qué grupo estamos escuchando. La canción se puede oír en Pitchfork. El álbum sale el 21 de mayo.
Aparte de visitarnos junto a los Stooges en las próximas ediciones de Territorios Sevilla, Cruïlla y el Rock Coast Festival, Iggy Pop planea un nuevo disco de versiones para el próximo 9 de mayo. Se llamará ‘Après’ y en él revisará canciones de los Beatles, Édith Piaf o Cole Porter. Este es el tracklist y un avance en vídeo.
1 Et si tu n’existais pas (Joe Dassin)
2 La javanaise (Serge Gainsbourg)
3 Everybody’s Talkin’ (Harry Nilsson)
4 I’m Going Away Smiling (Yoko Ono)
5 La vie en rose (Edith Piaf)
6 Les passantes (de Georges Brassens)
7 Syracuse (de Yves Montand)
8 What Is This Thing Called Love? (Cole Porter)
9 Michelle (The Beatles)
10 Only The Lonely (Roy Orbison)
A pesar de las buenas críticas para su disco ‘How About I Be Me (And You Be You)‘ parece que no será un buen año en la carrera de Sinéad O’Connor. Debido a sus problemas psicológicos, la cantante ha anunciado que cancela todos sus compromisos para girar este 2012. De hecho, según su web ella misma considera su problema un «desorden bipolar» cuando precisamente Sinéad negaba recientemente ser bipolar, algo que ella misma había reconocido en una entrevista televisiva hace unos años. Según el comunicado no se encuentra «nada bien» y los médicos le han recomendado reposo total. Sinéad tenía que venir este año a España tras posponer una serie de shows el año pasado. De momento, dice que espera hacer sólo una aparición especial en un concierto en homenaje a Curtis Mayfield en julio.
Para adelantar la salida de su nuevo disco, ‘Valtari’, a la venta a finales de mayo, Sigur Ros publicaron el primer single ‘Ekki Múkk’ de una manera especial para contribuir al Record Store Day. El lanzamiento, que se agotó inmediatamente, venía acompañado por un tema inédito como cara B, un tema titulado ‘Kvistur’. Casi seis minutos de música instrumental y el sonido ambient característico de la banda. Ahora podemos escucharlo los pobres desgraciados que no conseguimos hacernos con una copia el single.
Desde que Santogold Santigold se dio a conocer a lomos de un inolvidable caballo en ‘L.E.S. Artistes‘ fueron muchos los que enseguida vieron a una estrella. Y otros tantos los que dudaron de su talento más allá de un vídeo de buena factura y su conocida amistad con gente como M.I.A., Diplo y Switch. Al final, la estrella se quedó en potencial en su primer álbum. ‘L.E.S. Artistes’ no se convirtió en un clásico, algo que compensaban pepinazos como ‘Say Aha’ y ‘You’ll Find A Way’… a su vez algo perdidos en un disco con tanto relleno como es habitual en los debuts hypeados por la prensa especializada.
El traumático cambio de nombre al que tuvo que someterse por razones legales podría haber hundido a Santigold en la miseria, pero White ha sabido salir fortalecida de sus desafíos, como a su vez aquellos que no consiguen el éxito esperado con sus primeros pasos suelen conseguir. Ella no para de repetir en las entrevistas promocionales que quiere ser una estrella del pop, que no construye canciones para que las escuchen cuatro gatos sino cuanta más gente, mejor, y ‘Master of My Make-Believe’ es la vía perfecta a pesar del single ‘Disparate Youth‘.
Lo es por varias razones. La principal es la inmediatez de composiciones como ‘God From The Machine’, ‘The Keepers’, ‘Fame’ o ‘Freak Like Me’. Sirva como muestra que hasta las baladas (por primera vez ha compuesto al piano, en concreto la preciosa ‘The Riot’s Gone’) funcionan en un tracklist que pasa en un suspiro, entre producciones más urban como ‘GO!‘, en la que ha contado con Karen O y Theo Martins, o ‘Look At These Hoes’; y otras que se aproximan tímidamente a otras modas como el chillwave. Otra sería la producción, uniforme a pesar de las distintas personas que han metido mano en el proceso de grabación, desde David Sitek de TV On The Radio hasta Diplo pasando por Greg Kurstin o Nick Zinner de Yeah Yeah Yeahs. Y una última podría ser la adecuación de todo el conjunto a 2012, tanto en lo que se refiere a la vida personal de Santigold (‘Fame’) como en cuanto a lo social (‘The Keepers’ mantiene la esperanza de cambiar el mundo), como por supuesto en lo sonoro.
El título ‘Master of My Make-Believe’ nos habla de la facultad de que cada uno pueda definir su propia realidad. Para una mujer que reconoce que el hecho de que LMFAO sean tan famosos le hace llorar, o que mete a Lady Gaga en un vídeo propio sin darse cuenta, este podría haber sido un álbum paranoide y tan ajeno al pueblo como el próximo disco de Björk. Sin embargo, es un éxito en casi todos sus planteamientos (quizá sobre la dub ‘Pirate In The Water’). La mejor prueba, aunque no la única, es ‘Big Mouth‘, el corte final, capaz de hacerte mover el cucu más que todas las canciones que suenan en la radio, y sin sonar tan desesperada como un ‘Starships‘ de Nicki Minaj. ¿Adónde podrá llegar este disco acompañado de ese directo con caballos, bailarines, etcétera?
Calificación: 8/10 Lo mejor: ‘Big Mouth’, ‘God From The Machine’, ‘Disparate Youth’ ‘The Riot’s Gone’ Te gustará si te gusta: M.I.A., Chairlift, Sugababes Escúchalo: Spotify
Los británicos Rudimental siempre han dejado claro que su proyecto es lo suficientemente ecléctico como para ir del house elegante de ‘Spoons’, al drum&bass de su nuevo single, ‘Feel The Love’. John Newman pone la voz a este tema que llega acompañado por un videoclip ambientado en una comunidad con un inesperado medio de transporte. Otro ejemplo del buen hacer de este colectivo aunque sea en un género completamente diferente.
Sam Sparro publica otro videoclip previo a la salida de su nuevo disco, ‘Return To Paradise’. Tras el escaso eco obtenido con el primer adelanto del disco, ‘Happiness’, el australiano presenta ‘I Wish I Never Met You’, con un videoclip de influencias gansteriles. El tema es una balada de corte electrónico al que el clip no le pega ni con cola, y que nos deja pensando si otorgarle definitivamente a Sparro el título de “one-hit wonder”, o esperarnos un poco.
Cat Power ha utilizado su cuenta en Twitter para anunciar nuevo álbum. Este sábado 21 de abril escribía en la red social que ya lo había terminado, se llamará ‘Sun’ y lo publicará el próximo 11 de septiembre a través de Matador. Como curiosidad, Best Coast twitteaba que estaba emocionada con el anuncio y Cat Power le contestaba mandándole unos besos online.
Public Enemy han anunciado concierto en Madrid, en concreto en el Teatro Egaleo de Leganés, para el próximo 8 de julio. Será un mes después de que lancen su nuevo álbum, ‘Most of Our Heroes Don’t Appear on a Stamp’ y algo antes de que llegue su siguiente lanzamiento, ‘The Evil Empire of Everything’ (dos álbumes que hablarán entre sí según entrevista con Rolling Stone).
A juzgar por el largo set de más de 20 canciones que les vimos realizar el año pasado en el Berlin Music Festival, es de suponer que no dejen de lado ni su energía habitual ni algunos de sus éxitos pasados. Las entradas para verlos en Leganés ya están a la venta. Carmona y Grupo Local serán los teloneros.
AlunaGeorge fue uno de los grupos que incluimos en nuestro especial revelaciones femeninas (en este caso nos referíamos a la voz) del pasado mes de marzo. El dúo lanza ahora su primer EP de manera digital, a la espera de que llegue el próximo junio en un formato más atractivo: un 12 pulgadas.
El EP incluye la maravillosa y ya conocida ‘You Know You Like It’, una de las canciones estrella recientemente en nuestro top, junto a ‘Just A Touch’ y ‘Put Your Hands Up’. Además, Pitchfork publica hoy una entrevista telefónica con ellos en la que citan como influencia el R&B, además de a The Knife, CocoRosie y PJ Harvey. Dicen que no han visto ni un duro por salir en ‘Skins’. De momento no hay fecha aproximada de edición para su álbum debut, que preparan en este momento.