Inicio Blog Página 2271

Los Enemigos: «Hay demasiada tendencia a seguir la tendencia»

4

Diez años después de su último concierto juntos, Josele Santiago, Fino Oyonarte, Chema ‘Animal’ Pérez y Manolo Benítez han regresado recientemente para pasárselo bien. Recuperar sus clásicos y la energía que tenían en conjunto, hacer disfrutar a la gente y volver cada uno a sus proyectos habituales. Josele lo sentencia de esta manera: «Volvemos por dinero, pero cómo me apetece». Con un panorama en el que la palabra rock, sin prefijos, está cada vez más ausente de las agendas y los carteles de los festivales, el regreso de Los Enemigos, por pocas pretensiones que tenga, es todo un acontecimiento.

Ya han pasado por el Actual de Logroño y el Festival do Norte de Vilagarcía de Arousa. Su próxima parada es el Territorios Sevilla, donde actuarán el viernes 18 de mayo. Además, está a punto el lanzamiento de una caja recopilatoria, ‘Desde El Jergón’, de seis CDs, con remasterizaciones, rarezas y un DVD de su concierto de despedida en 2002, así como un libreto de 114 páginas con textos de Josele Santiago y César Luquero y fotos inéditas.

Charlamos con Fino, bajista de la banda desde la publicación de su primer LP, ‘Ferpectamente’ (1986), también miembro de Clovis y Los Eterno y productor mítico del pop español de las últimas dos décadas (sí, el ‘Super 8’ de Los Planetas, pero también ha trabajado con Lagartija Nick, Mercromina, Los Deltonos, Meteosat…) sobre la vuelta de su banda de toda la vida.

Vuestro primer concierto de la gira fue en enero, en el Actual de Logroño.
Sí, en principio íbamos a empezar en verano pero surgió este y fue una manera de ponerlo todo a punto. Adelantamos la preparación, los ensayos, etc. y el resultado fue cojonudo, mucha gente de toda España se movilizó para venir a vernos. En el casco viejo ya al mediodía parecía que había un partido de fútbol, con mogollón de gente de cachondeo… Fue muy emocionante, estábamos un poco nerviosos pero en cuanto arrancamos el público disfrutó al máximo. Las canciones son las mismas de siempre, no hay ninguna revisión ni transformación, pero de pronto las tocas diez años después y siguen estando vivas, manteniendo su fuerza.

¿Qué sensación tuviste al juntaros por primera vez después de mucho tiempo en el local de ensayo?
Fue curioso. Personalmente, no había preparado nada porque había estado desconectado de Los Enemigos. De hecho, cuando escuché el último directo me sentía como si fuera otra persona quien tocaba. Incluso la forma que tengo de tocar con Los Eterno es diferente, pero fue conectar todo y el haber tocado diecisiete años juntos se notó; aunque nos hayamos tirado diez años sin hacerlo. Nos colocamos en el sitio y sabíamos los matices de cada uno. Hubo que estudiar algunas canciones, porque tienen sus complicaciones, pero la energía funcionó a la primera. Decíamos «vamos a tocar esta», no la habíamos tocado en diez años y salía de arriba abajo, increíble. Cuando pensábamos era cuando nos equivocábamos [risas].

Josele dijo en una entrevista que, en sus conciertos en solitario, había chavales jóvenes que le pedían canciones de Los Enemigos. ¿Qué edades os habéis encontrado entre el público?
Había de todo, gente que conoció a Los Enemigos en los 90 y significaron algo para ellos, muchos ya con críos y menos pelo [risas]. Pero también había gente nueva, no nos hemos quedado estancados en el público de los 90.

Cuando os separasteis, dijisteis que ya habíais recorrido todo el camino que teníais en cuanto a gustos musicales comunes. ¿Habéis descubierto cosas nuevas al volver a tocar juntos?
No ha dado mucho tiempo a hacerlo porque nos hemos centrado en ensayar las canciones, preparar los conciertos… En principio siempre queda la puerta abierta de poder hacer algo, una improvisación, una canción, pero cada uno tiene sus proyectos personales. Josele hace sus discos, yo tengo mis historias con Cristina, con Clovis, aunque ahora lo tengamos un poco parado, y con Los Eterno; Manolo tiene sus historias con Los Freedom y Chema también, con ‘Sensormen’ [proyecto teatral de la compañía Yllana]. De pronto, por una casualidad, pensamos en hacer unos conciertos, además había demanda por parte de algunos promotores que hablaron con Josele y conmigo, y juntamos la banda que estuvo la mayor parte del tiempo.

Josele, Artemio, el primer batería, y tú os juntasteis en 2006.
Sí, en un concierto homenaje a Kike Turmix. Tocamos tres o cuatro canciones prácticamente sin ensayar, una tarde, y también hicimos una girilla de diez conciertos en homenaje a los veinte años de nuestro primer LP, ‘Ferpectamente’ (1986), en la que tocamos ese disco y alguna versión, porque el álbum original duraba treinta y cinco minutos. Los cuatro que estamos ahora llevábamos sin vernos juntos diez años, desde el 7 de abril de 2002, en nuestro último concierto, [en la sala La Riviera de Madrid]. No acabamos peleados, nos separamos llevándonos bien, pero ya no había ganas de seguir. Era un buen momento para nosotros pero mantener un grupo simplemente por eso hubiera sido terrible.

¿Cuándo comenzasteis a vivir de la música?
Creo que después de ‘La Cuenta Atrás’ (1991) fue cuando empezamos a tener más público. Es el disco que sonó más, en el primer mes ya vendimos 15.000 copias cuando de los anteriores habíamos vendido 2.000 o 3.000. Tampoco era mucho pero te permitía moverte más. Y a partir del cuarto disco pudimos vivir discretamente. No parábamos de tocar, estábamos girando todo el día, pero era lo que nos gustaba. Fue a partir de ‘Gas’ (1996), del séptimo disco, cuando veíamos que teníamos ya previstos al menos quince conciertos y podíamos hacer el cartel de una gira. Fuimos muy cabezones, queríamos tocar e intentar vivir de ello, aunque teníamos nuestros trabajos paralelos, y lo conseguimos.

Con todo lo que cuentas es loable tener la honestidad de separarse en vuestro momento más álgido: llenasteis tres días La Riviera.
Al fin y al cabo no estás por la pasta. Lo suyo es que puedas vivir de esto pero lo más importante es que estés a gusto haciendo música y sintiendo las canciones que haces, le das más importancia a eso que a cualquier otra cosa. De hecho, para hacer el último disco, en directo en un teatro, en plan acústico, pedimos la carta de libertad a Virgin y lo sacamos con un sello pequeñito que tenemos porque sabíamos que nadie iba a cuidarlo como nosotros. Lo editamos en vinilo doble, CD, DVD con un libreto de cuarenta páginas… Pedimos la carta de libertad para sacar ese material como nosotros queríamos sacarlo.

Ahora vais a publicar el DVD del último concierto de la gira de despedida.
Unos amigos gallegos grabaron nuestro último concierto con cuatro MiniDVs y nuestro técnico grabó el audio, aunque sin unidad móvil ni nada. Eso se quedó ahí para los nietos, guardado en el armario. Cuando nos juntamos, pensamos qué hacer con ese material y me dijo Josele: «Tú empiezas y al final te lías». Total, que llevo cuatro meses con ello, es una locura. Se nos ocurrió incluir tres recopilatorios que recogen nuestra discografía con todos los sellos con los que hemos trabajado. Para colmo, a mí me gusta que las cosas estén hechas lo mejor posible y he buscado todos los másters, todas las bobinas. No sabes la locura que es encontrar el material, porque cuando ya has sacado el disco las cosas se olvidan, las compañías no guardan los archivos… Pero merecía la pena. Hemos intentado hacer una cosa bonita para que la gente se lleve una revisión de Los Enemigos lo más cercana a lo que fue y con algún material nuevo.

¿Qué sensación tuviste al mirar atrás y revisar esos diecisiete años de carrera?
Ha sido una sensación muy fuerte, al principio no me quería acercar y de pronto fue ir sacando cosas… Me daba un poco de vértigo pero llegó un momento en que me dije que si he estado diecisiete años de mi vida en esto no tenía que entrarle con miedo, incluso he contactado con los fotógrafos de cada época que nos hicieron las fotos de promo para que nos dieran otras versiones. Todo eso ha sido un pequeño viaje del que he salido sano y salvo [risas]. Ha sido muy intenso pero es que yo también soy muy obsesivo cuando me meto en un proyecto, descuido a los amigos y no salgo los fines de semana. Espero que el esfuerzo sirva para que la gente lo disfrute.

¿Cómo ves la discografía de Los Enemigos, ahora que la tienes reciente, con el paso del tiempo? Por ejemplo, ‘La Vida Mata’, que es vuestro disco más popular.
Fue el posicionamiento de Los Enemigos, Josele ya se consolidó como un compositor y letrista excelente. Con la distancia, ver cómo suenan los discos, tan diferentes entre sí, cómo están cantados o tocados, me ha resultado chocante, pero me ha hecho gracia porque evolucionamos para acabar sonando como suenan Los Enemigos en directo. No hay truco ni artificio. Con el paso del tiempo tienes otra visión, crees que se podían haber cambiado cosas pero salió así y eso es lo importante. Por ejemplo, con ‘Sursum Corda’ (1994) piensas cómo puede sonar tan sucio, pero es que así era nuestra vida en ese momento. Grabando de noche, saliendo a las siete de la mañana del estudio, estábamos bastante perjudicados, yo haciendo a la vez el ‘Super 8’ de Los Planetas… Ese disco, aunque lo remasterices, no va a sonar limpio en la vida [risas]. Salimos vivos de milagro. Con ‘Gas’ (1996) fue diferente pero también muy divertido, muy refrescante salir de Madrid, de estar todo el día en los bares, bebiendo y llevando una vida muy nocturna -con todo lo que conlleva-, y estar de pronto en medio del campo, asalvajados, comiendo de puta madre, tocando en directo desde las cinco de la tarde hasta las cinco de la mañana… Personalmente, después de todos los discos que he grabado o producido, es de los que más contento estoy.

A Los Enemigos se los asocia mucho al barrio de Malasaña (Madrid), desde finales de los 80 hasta principios de la década pasada. ¿Cómo era aquel barrio, cuando la Movida ya era algo del pasado?
Yo llegué en abril del 86 a tocar con Glutamato Yeyé, estuve con ellos ese verano nada más, y con Josele empezamos en septiembre u octubre, cuando acababan de grabar ‘Ferpectamente’ (1986) y se quedaron sin bajista. Yo estaba recién llegado de Almería, imagínate lo que era meterme en Malasaña… No viví la Movida, ya estaba cayendo y salía nueva gente, que le gustaba mucho la música, veías a Kike Turmix, por ejemplo, todos los días con singles, con vinilos, los bares -el King Creole, la Vaca Austera, la Vía Láctea…- eran como una ruta en que te encontrabas a todo tipo de gente, se hablaba mucho de música, había mucha cultura musical. Para mí fue un pelotazo en la cabeza, y con Josele y Artemio salía prácticamente todas las noches, de cachondeo, bebiendo y escuchando buena música, que es lo que siempre ha tenido Malasaña.

¿Tú crees que sería posible que un grupo como Los Enemigos naciera en la Malasaña de hoy?
¿Por qué no? Tampoco había muchos grupos como Los Enemigos en la Malasaña del 86. No sé qué decirte, es posible que sí pero ahora mismo hay demasiada tendencia a seguir la tendencia [risas]. También hay mucha más cultura musical, mucho más acceso, pero tampoco me sorprenden demasiadas cosas. Hay demasiados grupos con influencias «externas» y Los Enemigos eran un grupo de la calle, muy autóctono, con sus referencias americanas -rythm’n’blues, rock’n’roll, punk- pero a nivel de textos y demás era diferente.

Me contabas antes que salíais todos los días. Hace no mucho, Josele dijo que habíais abandonado el estilo de vida del rock’n’roll. La pregunta es, ¿el estilo de vida es básico para el rock’n’roll o es algo que está asociado y punto?
Estaba asociado en el momento, pero ¿sólo puedes hacer rock’n’roll de los veinte o a los treinta? Lo sigues haciendo a los setenta años, tío, si sigues teniendo inquietudes, si sigues queriendo contar cosas. El momento que nosotros tuvimos, finales de los 80 y los 90, fue así para nosotros pero no se tiene que extrapolar a nadie: porque estés saliendo todas las noches y poniéndote hasta las cejas no vas a hacer rock’n’roll. Ahora, no creo que sea muy fácil hacer rock metidito en casa todo el día con veinte años [risas]. Hay que tener un contacto con la calle, está claro.

En esa misma entrevista decía Josele que el discurso de Los Enemigos era muy negativo y que ahora no lo comparte. ¿Estás de acuerdo con él? ¿Es consecuencia de la madurez, de que nos volvemos más «conformistas»?
‘Hienas’ o ‘Desde El Jergón’ no tienen ninguna esperanza, o ‘Septiembre’, claro, cómo la va tener una canción sobre un tío que se quita la vida. No son esperanzadoras pero el enfoque general de Los Enemigos creo que sí lo era, no era destructivo. Decíamos lo que estábamos viendo, lo que sentíamos en el momento en que estamos viviendo. El poder expresar las cosas de esa manera ya era una forma de vivir. Por lo menos podemos decir que tuvimos la suerte de poder hacer lo que hicimos, que no es fácil. Me tengo que sentir, por cojones, orgulloso de ello. Sigo haciendo lo que me da la gana y mira los años que llevamos, luchando y sin perder la esperanza, con otros grupos, otros proyectos y otras historias, con las dificultades que hay. Vale que hay mucha crisis en la música pero desde que llegué aquí nunca vi que esto fuera de puta madre, sabíamos que lo que queríamos hacer en la vida estaba bastante jodido, pero luchando día a día estamos ahora donde estamos. Hay que sentirse afortunado. Decías que no era muy esperanzador el mensaje de Los Enemigos pero nuestra actitud era positiva, creo.

Estuviste compaginando Los Enemigos con tu faceta de productor para grupos como Los Planetas o Lagartija Nick. ¿Qué opinaban tus compañeros de banda de los grupos a los que producías?
Yo no tenía mi estudio pero me gustaba mucho observar el proceso de grabación. Me interesaba palpar la interpretación: No es lo mismo grabar a un mismo grupo un día y al día siguiente, no tiene nada que ver, y eso era algo que me atraía mucho. En cuanto tuve oportunidad, empecé a colaborar y dirigir grabaciones de gente que quizá no tenía tanta experiencia y, con lo poco que sabía, sacamos adelante esos discos. El primero de Deltonos, el de Lagartija Nick, el de Los Planetas… No podíamos imaginar lo que significaría el ‘Super 8’ para un generación. A mis compañeros les gustaban algunos y otros no. Tenemos un sitio en común donde todo fluye y después cada uno tiene unos gustos muy variados e incluso opuestos. Hombre, los que eran más rockeros le gustaban más a Josele, los que eran más indies los entendía menos, le gustaba menos esa música tan cíclica y que no tiene riffs… No recuerdo que dijeran de ningún disco que fuera la hostia [risas]. Producir era una válvula de escape que yo tenía y además aprendía muchísimo de los grupos a los que producía. Tengo cintas dibujadas de Florent con sus grupos favoritos del momento. Me intento informar de los gustos musicales de los grupos a los que produzco, aunque ya sean perros viejos y hayan grabado un montón de discos es una forma de romper el hielo.

Hablando de grupos, ¿qué discos te han llamado la atención últimamente?
Estos tres o cuatro meses han sido muy duros, chico, aparte de los másters de Enemigos, de maquetas, reescucharlo todo, etc. no he tenido demasiado tiempo y estoy volviendo a la realidad de la mano del último disco de M. Ward, me ha gustado mucho, siempre lo ha hecho; me gustó el penúltimo de Cass McCombs, de Vetiver, Bill Callahan… Ahora necesito escuchar música porque después de estar meses con la de Los Enemigos estoy un poco saturado, como cuando sales de una producción, de estar escuchando todo el rato lo mismo. Me compré el otro día uno de Lee Hazlewood, un clásico. Y de aquí me ha encantado el de Joaquín Pascual, el de Jonston, La Estrella de David, el Grupo de Expertos Solynieve, que han hecho una adaptación súper chula de una canción de Kevin Ayers…

Has puesto en marcha una editorial de libros sobre música, Libros de Ruido.
Sí, aunque con la crisis se ha retrasado un poco. Íbamos a lanzar el primer libro en mayo pero seguramente sea al final en septiembre u octubre, se trata de las memorias de Dean Wareham, de Galaxie 500, se llama ‘Black Postcards’, y además Dean nos ha hecho un capítulo extra para la edición española. Al ser novatos en esta aventura nos lo estamos tomando con tiempo, queremos hacerlo lo mejor posible y si todo va bien saldrá después de verano. La editorial será un complemento al sello Sones.

Norah Jones se recupera, Marilyn Manson no

3

Little Broken Hearts‘, la nueva aventura de Norah Jones con Danger Mouse, es la entrada más fuerte de la lista española de ventas esta semana al situarse en el puesto 11. El álbum es número 2 en EE UU y número 4 en Reino Unido. En estos tres países se ha mejorado la posición de ‘The Fall’ (2009), aunque aún siguen lejos los días multiplatino de la intérprete de ‘Come Away With Me’.

La segunda entrada más fuerte de la lista en España, aún coronada por ‘En acústico’ de Pablo Alborán, es Marilyn Manson, que llega al puesto 28 con ‘Born Villain‘. No es un gran éxito para la banda, que en España llegó en su momento al top 9 con ‘Mechanical Animals’ y al top 14 con ‘Holy Wood’. Incluso sus últimos discos, ‘The Golden Age of Grotesque’ (7) ‘Eat Me Drink Me’ (7) y ‘The High End of Low’ (9) llegaron al top 10 en nuestro país. En Reino Unido, ‘Born Villain’ es top 14 y en EE UU, top 10, un dato mejor que el del álbum anterior en el caso británico (que fue top 19), pero mucho peor en el caso de EE UU (fue top 4).

El resto de entradas en nuestro país queda así:

40 Manu Tenorio / Primera persona
89 George Harrison / Early Takes Vol. 1

Beastie Boys, denunciados

1

Beastie Boys han sido denunciados por el uso indebido de samples, aunque en este momento tan duro para ellos es una especie de consuelo saber que la denuncia se produjo horas antes de la muerte de Adam Yauch.

La denuncia para los tres miembros del grupo y su sello es sobre el uso de las canciones de Trouble Funk ‘Drop The Bomb’ y ‘Say What’, de 1982. La primera se habría usado en un par de cortes del debut de Beastie Boys y en ‘Car Thief’ de ‘Paul’s Boutique’, mientras la segunda aparecería en ‘Shadrach‘. Según The Guardian, el plazo para realizar esta reclamación habría pasado y el sello de Beastie Boys se ha preocupado siempre de acreditar sus samples.

Alex Kapranos llama a Oasis «aburridos»

5

Para regocijo del NME, aún en 2012 atentos a todo lo que rodee a los hermanos Gallagher, Alex Kapranos llamó anoche a Oasis «aburridos» durante un chat con sus fans a través de Twitter. Sucedió cuando uno de los usuarios le pidió consejos para futuros músicos. La respuesta de Kapranos fue: «nunca versionar a Oasis, nunca olvidar a tus amigos, reírte siempre». Cuando el usuario javierfib le preguntó por lo de Oasis contestó: «ach. No es nada personal. Sólo porque todo el mundo lo hace. Y son jodidamente aburridos». Sobre Arctic Monkeys sí habló bien.

Del próximo disco de Franz Ferdinand no contestó nada, pero reconoció que en el momento del chat estaba «borracho y aburrido».

Maxïmo Park desatan la locura

4

Maxïmo Park tienen un «superfan». El joven Tom, entendemos que uno de los mayores seguidores de la banda, protagoniza el videoclip de ‘Hips And Lips’, el último single presentado por el momento de su nuevo disco ‘The National Health’. Un vídeo quizá algo estático y aburrido (prometía más al principio) para un disco que pide la recuperación del poder por parte del pueblo. Os recordamos que la banda actuará este fin de semana en el festival Plaça Odissea, del que ya se conocen los horarios, junto a Cloud Nothings, Jonston y Antònia Font.

Escucha lo nuevo de Four Tet

1

Four Tet, uno de los gurús del panorama electrónico internacional, ha estrenado nuevo material tras su colaboración con Burial y Thom Yorke. ‘Jupiters’ abre el nuevo single del británico, que tiene por cara B el tema ‘Ocoras’. Puedes escuchar la primera en su Soundcloud.

Respecto a la segunda, está disponible el adelanto que ofreció la BBC.

De Os Resentidos a la presidencia de la SGAE

6

La SGAE ya tiene nuevo presidente después de que Anton Reixa se haya impuesto por 24 votos frente a 11 a su rival José Miguel Fernández-Sastrón de DOM, según informa ABC. Anton Reixa ha prometido «pedir cuentas a Teddy Bautista en los tribunales sobre su millonaria pensión, no dedicarse exclusivamente a su nuevo puesto y rebajar su sueldo a una sexta parte de lo que cobraba su antecesor (unos 60.000 euros)», según informa El País. Pero los internautas no le dan tregua. Él dice tener claro que la SGAE va a cambiar, pero ya es portada de Menéame una entrevista suya de febrero en la que dice que la mayoría de los usuarios no usan tanto la banda ancha, más que para «descargar megas y megas pesadísimos». Las declaraciones están cortadas, eso sí.

Anton Reixa es conocido por su labor musical en Os Resentidos o Nación Reixa. También ha trabajado en el entorno de Siniestro Total y Negu Gorriak. Ha escrito varios libros y ha dirigido películas como ‘El lápiz del carpintero’ y ‘Hotel Tívoli’. Os dejamos con su tema ‘Economía sumergida’.

Azealia Banks, reconfirmada para el Día de la Música

6

Después de anunciar su participación en el Día de la Música, Azealia Banks canceló tanto esta como su actuación en Barcelona, para concentrarse en la grabación de su disco largo. Después anunció que sí actuaría, más avanzado el verano, en Mallorca e Ibiza.

Y ahora dice finalmente que sí actuará en el Día de la Música de Madrid durante el fin de semana del 22 y el 23 de junio. Esta es la nota oficial: «La artista realizará una pausa en la grabación de su álbum debut para visitar Madrid y Londres el fin de semana del 22 de junio, lo que ha permitido que finalmente se pueda recuperar su actuación prevista en Día de la Música 2012. Esto ha sido posible gracias al especial interés por presentar su trabajo en Madrid de la propia Azealia Banks y de su entorno, así como a las gestiones llevadas a cabo por la organización del festival». Más confirmaciones y cancelaciones de la intérprete de ‘212’ próximamente.

fun. anuncian gira por España

1

fun., en estos momentos arrasando en todo el mundo con su tema ‘We Are Young’ y algo menos con su disco largo ‘Some Nights‘, han anunciado gira por España. Estarán el sábado 20 de octubre en la Sala Music Hall de Barcelona y el 21 de octubre en la Sala Caracol de Madrid. Los teloneros serán Walk The Moon, una banda de indie-rock también americana que lanza su segundo álbum estos días, y con cuya canción ‘Anna Sun’ os dejamos. ¿Habrá cambio de sala para esta cita o fun. no terminarán de repetir su pelotazo en España?


Walk The Moon – Anna Sun on MUZU.TV.

Tom Gabel de Against Me! se cambia de sexo

8

Tom Gabel, el líder de la banda de folk punk de Floride Against Me!, ha revelado en una entrevista con Rolling Stone que va a cambiarse de sexo, aunque ya era algo que había dado a entender en letras como ‘The Ocean’. El «si hubiera podido elegir, habría nacido mujer / mi madre me dijo que me habría llamado Laura» de la letra no era en sentido figurado y su nuevo nombre será Laura Jane Grace. «Voy a pasar momentos malos, que no serán nada divertidos. Pero de eso se trata que esté hablando contigo. Espero que la gente lo pueda entender y pueda tomárselo bien». Tom Gabel está casado con Heather Hannoura (que adoptó su apellido), una diseñadora de merchandising para bandas como My Chemical Romance o Garbage. Con su nueva identidad, seguirá casado con ella.

Against Me! ha estrenado recientemente un tema llamado ‘Trasgender Dysphoria Blues‘, que titulará su sexto álbum, previsto para este año. Os dejamos con una versión acústica ‘The Ocean’.

The Magnetic Fields hablan a los raros

2

Ya dijeron en su reciente gira que ‘Quick!’ sería su nuevo vídeo (denominándolo su «videoéxito» actual) y aquí está finalmente. The Magnetic Fields hablan a aquellos que alguna vez se sintieron únicos o raros en el videoclip presentado para ‘Quick’.

La banda parece emitir un mensaje optimista (algo así como «siempre hay alguien a nuestro lado») en este vídeo cuyo protagonista recuerda al personaje de Óscar el gruñón de ‘Barrio Sésamo’. La canción pertenece a su último disco ‘Love At The Bottom Of The Sea‘.

‘I See A Darkness’, revisitado

0

Will Oldham, el genio que se esconde tras Bonnie “Prince” Billy, desempolva parte de su repertorio en su nuevo trabajo. En ‘Now Here Is My Plan’, el trovador de Kentucky presenta seis versiones de temas clásicos. Una de ellas es la imprescindible ‘I See a Darkness’, tema que dio nombre a su primer álbum con su famoso nombre. De acompañamiento, el músico ha presentado un videoclip en el que le vemos recorriendo las calles de Glasgow junto a su banda. El vídeo está disponible en The New York Times.

Por otro lado, el 30 de julio el sello Domino reeditará en Europa seis discos del artista. Serán los siguientes: ‘Arise Therefore’ (1996) -publicado con el nombre de Palace Brothers-, ‘Joya’ (1997) -acreditado a Will Oldham-, y de Bonnie “Prince” Billy ‘I See a Darkness (1999), ‘Ease Down the Road’ (2001), ‘Master and Everyone’ (2003) y ‘Greatest Palace Music” (2004) .

El lado más emotivo de Explosions In The Sky

4

Tras los vídeos presentados para ‘Last Known Surroundings‘ y para ‘Be Comfortable, Creature’, Explosions in The Sky le han cogido el tranquillo. Este es el tercero de su carrera. Los tejanos han lanzado un emotivo clip de acompañamiento para ‘Postcard From 1952’, perteneciente a su disco ‘Take Care, Take Care, Take Care’. En él, Peter Simonite, que participó en el equipo de fotografía de ‘El árbol de la vida’, nos recuerda a través de una agradable compilación de imágenes que todos en algún momento fuimos niños. El vídeo fue estrenado en The Huffington Post.

Nosoträsh tocando ‘Popemas’, en Gijón

0

Tras su actuación en el San Miguel Primavera Sound el año pasado, Nosoträsh habían anunciado un concierto en Bilbao como parte del ciclo BBK Live Bereziak. El mismo fin de semana (el del Primavera, por cierto) estarán tocando su obra cumbre, ‘Popemas‘, en Gijón. Debajo podéis encontrar los detalles. El vinilo que reeditó Elefant en 2011 está descatalogado.

1 de junio 2012
Nosoträsh: Tocando «Popemas» BBK Live Bereziak
Sala BBK
Gran Vía López de Haro 17
Bilbao

2 de junio 2012
Nosoträsh: Tocando «Popemas»
Teatro de La Laboral
C/ de Luis Moya Blanco, 261
Gijón

Linda Mirada / Con mi tiempo y el progreso

37

Lo admito: el abuso de la nostalgia de nuestra infancia ochentera (que si la Nocilla, ‘La Bola de Cristal’, ir al cine a ver ‘Indiana Jones y el Templo Maldito’, etc.) y su uso en un discurso autorreivindicativo y hasta victimista ha acabado por provocarme urticaria. La instauración de la Movida como «sancta santorum» de la música pop española, algo que te tiene que gustar sí o sí cuando en realidad se refieren a Mecano, Los Secretos y Nacha Pop -y en este último caso, única y exclusivamente por ‘La Chica De Ayer’-, me ha quitado las ganas de escuchar música de los ochenta. Por eso lo que ha conseguido Linda Mirada tiene más mérito todavía. Su visión de la década prodigiosa está exenta de reivindicaciones y de lugares comunes; está buscada en recovecos, en recuerdos que se escapan y que son tan fugaces que tienen que ser recreados. Y en esta pasión por rehacer milimétricamente sus recuerdos es donde consigue el impulso de la creatividad.

‘Con Mi Tiempo Y El Progreso’, culminado en San Francisco con la ayuda de Bart Davenport, al igual que su primer disco, es la cruz de la moneda que lanzó al aire Ana Naranjo con ‘China Es Otra Cultura‘ (2009). Donde el anterior era lúdico y bailable, este es contemplativo y tristón, nostálgico. Esto no quiere decir que sea un álbum oscuro, no hay más escuchar ‘Mientras La Música No Pare’ o ‘Secundario‘. Pero el punto fuerte de este disco se encuentra en esas canciones que ponen su mirada en el horizonte, que abandonan la rutina diaria para trasladarse a parajes vacacionales. Concretamente, al Puerto de Santa María. Sí, ‘La Costa’ y ‘La Playa’ son las dos cumbres junto a ‘Dinamo’, pero ese aire de atardecer frío de finales de verano también se encuentra, por ejemplo, en ‘Adicta A Nivel Internacional (Un Día Más)’, historia de una fan fatal basada en parte en una experiencia propia y en parte en una historia que conoció, gracias a Twitter, sobre una argentina (busquen a Verónica Christen) que cree tener una relación con un jugador de polo… al que no conoce en persona.

Detrás de algo en apariencia tan ingenuo y fácil como este disco se encuentra, sin embargo, un trabajo arduo. Solo así se consiguen diez cortes tarareables de principio a fin, unas letras sencillas con referencias constantes al mar que de una forma u otra se te quedan y unas historias sobre amores fugaces y una producción milimétrica con una atención, como la propia Linda Mirada reconoce, casi obsesiva por el detalle. Cada canción tiene su propia estructura rítmica (atención a ‘Aire’), su sonido diferenciado, sus arreglos de sintes en forma de pregunta-respuesta, líneas subyacentes y todo lo que su creatividad le permita, sin recargar en exceso ningún tema.

En definitiva, el juego revivalista de Linda Mirada, lejos de ser algo ya gastado desde la primera escucha, es una visión fresca del pop de cualquier época. Podemos quedarnos simplemente en la nostalgia de un tiempo mejor o, como propone ‘Con Mi Tiempo y El Progreso’, partir de la anécdota y la referencia para disfrutar de unas canciones atemporales.

Ana Naranjo presenta ‘Con Mi Tiempo Y El Progreso’ el 12 de mayo en Sevilla (Obbio) y el 18 y 19 de ese mes en Madrid (Juglar).

Calificación: 7,6/10
Lo mejor: ‘La Costa’, ‘Las Cosas Nunca Salen Como Las Planeas’, ‘Dinamo’, ‘La Playa’
Te gustará si te gustan: La vena más sinte de Roxy Music, Mecano, Radio Futura y un largo etcétera ochentero.
Escúchalo: Deezer
Debate: Foro sobre Linda Mirada

Horarios de Plaça Odissea 2012

1

Una de las citas imprescindibles con la buena música cada año en Barcelona es la celebración del festival Plaça Odissea. Esa cita gratuita, de la que os hemos venido hablando amplio y tendido, llega este fin de semana. Los horarios ya están disponibles. Como siempre, os recomendamos mirarlos en su página web en el último minuto por si hubiera alguna modificación.

Jueves 10:
Jonston (20:30)
Antònia Font (21:45)

Viernes 11:
The Last Dandies (19:00)
Manos de Topo (20:10)
Nudozurdo (21:30)
FM Belfast (22:50)

Sábado 12:
Pegasvs (19:30)
Klaus & Kinski (20:45)
Cloud Nothings (21:50)
Maxïmo Park (23:15)

Beach House: «No queremos ser muy grandes»

17

Inauguramos nuestro especial San Miguel Primavera Sound con una entrevista a Beach House. ‘Teen Dream’ fue el segundo mejor disco de 2010 para la redacción de JENESAISPOP. ‘Bloom’, su nuevo lanzamiento, que sale el 15 de mayo, está a la altura. Hablamos con Alex y luego también con Victoria, que durante los primeros 20 minutos de esta entrevista atiende a otro medio por teléfono en otro despacho de su sello en España, sobre su manera completamente honesta y entregada de entender la música.

Atendiendo a las palabras de ambos, a la pasión con que hablan de su proyecto, al detalle que dan en cada una de sus frases (y por supuesto en su obra), es imposible no adorarlos, aunque sea por razones muy diferentes entre sí. Él parece el clásico perfeccionista, atento y minucioso hasta el extremo con cada palabra que pronuncia, diría que meditada. Se interesa por el origen del nombre de nuestro site, bromea y escucha atentamente tus opiniones: es todo amor. Ella muestra un carácter mucho más despreocupado, desinteresado y espontáneo. Está claro que está cansada de dar una y otra entrevista contestando a lo mismo desde Baltimore hasta el último rincón del globo.

No esperaba otro disco tan pronto después de tanta gira con el anterior (150 conciertos). Pensé que estaríais exhaustos y os tomaríais un descanso, ¿a qué se debe este lanzamiento tan prematuro?
Alex: «A algo de impaciencia y también a algo de frustración. Cuanto más giras, más rápido te cansas de las canciones viejas. Por nuestra manera de ser, cuanto más tocas las canciones viejas, más tienes la necesidad de generar nuevos sentimientos. Necesitaba hacer música nueva ya. Somos muy pasionales. No me gustan las vacaciones, nunca me voy de vacaciones. Me encanta la música, me gusta tocar en directo. No pienso en tomar descansos».

¿Cuál es la canción más vieja de ‘Bloom’?
Alex: «La primera fue ‘Wild’, la segunda del disco. De hecho, fue escrita mientras mezclábamos ‘Teen Dream'».

Esta es una de las canciones donde la guitarra se oye de forma más clara de todo el disco, ¿fue importante en algún sentido para lo que luego sería el álbum, siendo la primera?
Alex: «Quizá sí, es como si presidiera el resto. Su energía va de un sitio, que es terrorífico, oscuro, a otro, más relacionado con la autoaceptación. Nos gustan las canciones que van de un lugar a otro. No es como ‘Rolling In The Deep’ de Adele, con todos los estribillos sonando igual. Me gustan las canciones como viajes».

¿Es un concepto que habéis querido seguir?
Alex: «No, no es un concepto porque no es algo intencionado. Es simplemente intuitivo. Es nuestro modo de expresarnos. Creo que hay algo malo en la música cuando la estructura es estrofa, estribillo, estrofa, estribillo… Es un límite para la manera de escribir. Nuestras canciones tienden a decir algo más, de manera natural queremos generar más y más sentimiento. Queremos pasar del odio a la reconciliación, no sólo expresar amor. La canción se convierte en una historia».

¿Es algo que os ha llamado la atención desde el principio u os habéis ido encontrando con ello?
Alex: «No, es algo nuevo para nosotros, es algo que hemos ido observando que nos ha ido pasando. Sucede como con ‘Myth’, una canción sin estribillo, pero con un puente con mucha fuerza que muestra un sentimiento».

Al mismo tiempo sí creáis frases en concreto que resultan muy pegadizas…
Alex: «El pop siempre va a estar ahí, como en este caso la repetición de la frase «Help me to name it». Es poesía, es esa última frase la que une todo».

¿Cómo describiríais vuestra evolución desde el primer disco?
Alex: «No sé, es muy duro describirlo, pero hemos ido de lo etéreo a algo muy físico. Nos sigue interesando la sensación de intimidad, pero ahora es algo más físico».

Y siguiendo una línea de trabajo tan clara, ¿qué crees que traería el futuro?
Alex: «No sé, ni idea. Podría ser nuestro último álbum, nunca se sabe».

¿Seguiréis tocando canciones incluso del primer disco?
Alex: «Sí, en el Primavera Sound tocaremos de todos nuestros álbumes. No somos ese tipo de grupos… Es algo egoísta para una banda dejar de tocar canciones viejas, sé por qué lo hacen y lo entiendo, pero tienes que respetar la razón por la que está ahí el público. Intentamos construir una historia con nuestro set sin despreciar ninguna de las etapas. Quizá reescribamos algo viejo, pero tenemos fans que han estado ahí desde el principio y no queremos perderlos».

Me parece fundamental para entenderos como grupo que no fuerais excesivamente hypeados con el primer disco, ¿estás de acuerdo?
Alex: «Absolutamente. Es algo que veo en internet. Una banda tiene una buena idea y recibe demasiada atención mediática. En nuestras primeras cuatro o cinco giras no iba nadie a vernos y éramos horribles. Creo que tocamos para cuarenta personas en Moby Dick (Madrid), pero lo necesitamos porque no estábamos preparados para algo más grande. Así pudimos aprender a tocar, la voz de Victoria mejoró mucho… No merecíamos hype en el primer disco, las canciones eran buenas pero no tan buenas. Estoy muy contento de que no lográramos tanta atención con el primer disco, nos habría arruinado».

¿Y ahora no es una presión que os siga tantísima gente?
Alex: «No creo que tengamos tanta presión, somos un grupo de tamaño mediano, podemos tocar para 400 ó 500 personas. Nos gusta tocar para esa cantidad de gente. Da miedo girar como un grupo demasiado grande. No creo que queramos ser muy grandes. No queremos estar en una posición donde los conciertos sean demasiado grandes. El sonido es horrible, nadie de verdad se lo pasa bien, nadie ve nada… Los festivales son diferentes porque la gente está en un modo diferente y va a ver a más grupos, pero si por alguna razón este álbum se nos va de las manos, dentro de un año te diría: «esto ya no es especial». No sacamos discos para hacernos famosos y conseguir atención, sino porque nos gusta la música».

¿Crees que la fama te influiría a nivel creativo?
Alex: «Quizá, ante todo queremos ser naturales y hacer lo correcto. No creo que este disco sea «poppy». Nada de esta música va a salir en la radio, con gente cantando las canciones en el coche. No creo que nunca seamos una banda de estadios. Sólo queremos que la gente se emocione con una canción».

Aunque no sonéis en la radio, ‘Myth’ es fácil que contecte con absolutamente todo el público alternativo. Yo creo que tendréis una buena entrada en el Billboard…
Alex: «Ya veremos, América es enorme, no sé para cuánta gente podemos tocar en Mississippi. No todo es como Nueva York. Nunca vamos a ser como Bon Iver o algo así».

Creo que vais a tener que trabajar mucho para evitar la fama…
Alex: «Creo que ya lo hacemos, no hacemos anuncios y muchas cosas que podrían hacernos más famosos».

¿Hay algún concepto en cuanto a las letras del disco?
Alex: «Victoria es la que escribe las letras, ojalá ella pueda unirse en un momento a la entrevista. No podemos decir que el tema sea la muerte, o el amor, o el miedo. Desde luego, algunas canciones hablan de la muerte, pero sus letras son muy abstractas…»

Sí, desde luego…
Alex: «Pero así es como escribimos la música también. Son historias pero no es una historia sobre algo específico, sino algo que escribimos de modo imaginativo. No queremos escribir cosas tipo Katy Perry: «me has roto el corazón y estoy triste». No creo que tenga sentido para la música. Para nosotros es mejor que dé lugar a interpretarse en diferentes direcciones. Es algo obtuso, no narrativo. Pero sí, hay un sentimiento común en el disco, sin duda».

¿Qué os hizo pensar que la portada encajaría con esa idea común?
Alex: «Victoria la escogió. Es una foto hecha con la cámara de un móvil. Creemos que tiene que ver con el sentimiento de todo el disco».

(Victoria entra al fin y nos presentan)

Alex: «Estábamos hablando de la portada del álbum».
Victoria: «Es una imagen que la gente puede interpretar. Dirán que es una cosa y otros dirán que es otra».
Alex: «Es algo abierto que puede ayudar a construir la historia».
Victoria: «Hay muchos gestos dentro del disco y la portada tiene una importancia limitada. Lo importante es el álbum en sí mismo. No digo en absoluto que sea poco importante, pero sólo es una introducción para lo que viene después. Es como una bandera».
Alex: «Es como decir mucho, pero no decir nada en absoluto a la vez. En ocasiones se hace un artwork muy cuidado, pero el disco no es tan bueno. Lo que buscamos con la portada no es construir arte con mayúsculas, sino reflejar un sentimiento de un momento concreto. Para algunos artistas esto puede resultar etéreo, pero nosotros lo que queremos que sea es un pensamiento fugaz de camino a la música».
Victoria: «Es como un color concreto, es algo muy inocente. Es lo que es. Tu percepción es importante, la de cada uno, y no queremos dar demasiada información».

Como decía Alex que te sucede con las letras…
Alex: «Le he contado cómo escribes de un modo abstracto».
Victoria: «El título puede venir dos años antes que la propia canción. Me encanta la palabra «lapislázuli» (en inglés «lapis lazuli»), pero hasta dos años después no me di cuenta de que «Lazuli» era la perfecta palabra para la canción que ahora hemos llamado así. Tenía mucha fuerza y color. Todas las canciones tienen mucho de imaginativa, pero esta en especial. Con la música nos pasa lo mismo, queremos que contenga la emoción de la canción. Los sentimientos son libres, el instinto es libre, pero no diría que las letras lo son, diría que simplemente no están al azar».

Otros títulos como ‘Wherever You Go’ tienden más a lo concreto…
Alex: «Esa es la canción fantasma. Se la está llamando ‘Wherever You Go’, pero nunca quisimos llamarla de ninguna manera, aparece como pista oculta. Es una oda a nosotros mismos, recuerda a una canción vieja de nuestros inicios. Fue escrita hace años y luego la continuamos. No queríamos que se convirtiera en una gran canción».

En ‘On The Sea’ el piano tiene un protagonismo muy raro en vosotros, ¿por qué fue así?
Victoria: «Es adecuado para esa canción. Con los sonidos intentas reflejar cómo suena tu idea, como tiene que ser, cómo puedes irla construyendo…»
Alex: «Esa canción es como la salida del álbum, aunque no me refiero al futuro, sino simplemente a la sensación de «salida». Todo el disco está lleno de teclados y órganos y esta tiene piano y también cuerdas por primera vez. Es como la última canción de ‘Loveless’ o como las últimas canciones de ‘Rumours’ de Fleetwood Mac, que son acústicas. Son temas diferentes pero de alguna manera siguen teniendo cabida en el disco. En este caso, creo que su parte más bonita es el piano».

¿Para vosotros es importante Baltimore? Me hace gracia que cada vez que entremos en vuestra web aparezca el lugar de donde sois.
Victoria: «Beachhouse.com ya estaba cogido, no hay otra razón».
Alex: «Estamos orgullosos de Baltimore».
Victoria: «Sí, pero desde el punto de vista musical, no creemos en el sonido Baltimore. Todos nuestros discos se han escrito allí, aunque no todos los hemos grabado, este último lo hemos grabado en Texas».

¿Es cierto que tuvisteis que vender vuestras pertenencias para grabar vuestros discos?
Victoria: «Tendrá que haber sido una broma. Lo que sí es cierto es que una vez nos mudamos al estudio para grabar».
Alex: «Bueno, yo me prostituí durante tres años para hacer el disco, me lancé a las calles (risas)».

Vuestro disco se ha filtrado con dos meses de antelación. ¿Os dan igual estas cosas u os ha dolido?
Victoria: «No puedes impedir que la gente comparta archivos a través de internet».
Alex: «Es como los otros, de hecho esta vez ha pasado más tarde que otras veces. ‘Devotion’ se filtró tres meses antes del lanzamiento. No estamos en esto para hacer dinero. La filtración es algo que esperamos. Lo más triste para nosotros es la idea de perjudicar a nuestros fans, los más fieles, los que más nos siguen, porque a veces no están todas las canciones, no se oye bien, no están las letras… No es la mejor experiencia para ellos, no es todo lo bonito que podría ser, sólo la mitad. Me siento triste por ellos, porque todo el trabajo que hacemos no es disfrutado por nuestros mayores fans de manera óptima. Es como abrir un regalo antes de Navidad».

Tras el concierto en el Primavera Sound, ¿habrá gira por salas en Europa más adelante?
Alex: «Sí, definitivamente, parte en verano y parte en otoño. En mayo vamos a algunas ciudades en Europa, pero en España sólo a Barcelona, por lo que en realidad venimos a Europa dos veces. Quizá vengamos tres veces si la gente quiere».

Beach House actúan en el San Miguel Primavera Sound. Una segunda parte mucho más reducida de esta entrevista será publicada en nuestra sección «El hit».

10 recomendaciones para San Miguel Primavera Sound 2012

19

Todo el mundo conoce a The Cure, Björk, Beach House, Wilco, Yo La Tengo o The xx. Pero hay otra serie de artistas que aparecen en el cartel del San Miguel Primavera Sound, que se celebra este mes en Barcelona, y no son tan conocidos por la plebe, pero resultan casi igual de recomendables. Estos son algunos de ellos. Recordad que hoy inauguramos nuestro especial San Miguel Primavera Sound, que iremos completando durante las próximas semanas.

Astro: Si bien bautizamos 2010 como el año en el que oficialmente el pop chileno caló en nuestro país, esta onda expansiva continúa dejando interesantes novedades. Desde allí llega el joven cuarteto Astro, que editó en 2011 su segundo trabajo (el primero en larga duración). Su estilo, con influencias avant pop y chillwave, bebe de artistas como Deerhunter, Ariel Pink o Neon Indian. Ellos, sin embargo, prefieren describir su sonido como «speed metal tropical sound». Nada mejor que escuchar uno de sus sencillos para que te hagas una idea. Su primer EP está disponible en Bandcamp. De su segundo disco, os sugerimos el primer single ‘Ciervos’.

Boreals: Uno de los muchos grupos de Barcelona que podremos ver en la extensísima programación del festival es Boreals, una banda de shoegaze de ecos electrónicos, que a muchos recordarán inmediatamente a Mogwai. Aunque ojo, ellos cantan (en castellano). En ‘Grecia EP’ se incluyen tres canciones de considerable poder evocador, como la inicial ‘Puertos (las nubes se abren)’ o la final e indietrónica ‘Desde un mirador’.

Boxeur the Coeur: Pablitz Yocka es el nombre que se esconde detrás del proyecto Boxeur the Coeur. La apuesta de este músico italiano mezcla pop, dance y avant-garde consiguiendo un interesante punto hipnotizador (por ejemplo, en la canción ‘Forewords‘) que funcionará bien entrada la noche. El productor neoyorquino Shannon Fields (Star Like Fleas, Family Dynamics) está al frente de su álbum debut, que lleva por nombre ‘November Uniform’.

Dirty Beaches: En la jukebox del festival hay espacio para el encanto de este crooner que revitaliza el rock más primitivo con ritmos noise y casi fantasmagóricos. Entre sus influencias destacamos por igual a Suicide, a David Lynch y a Elvis Presley. La apuesta del taiwanés Alex Zhang Hungtai contiene referencias a las Ronettes (‘True Blue‘), pero las despoja prácticamente de su dulzura para conseguir algo que podríamos definir de tenebroso. Lo-fi crudo que consigue envolver los sonidos de los 50 en una atmósfera turbia y nublada.

Elephant: El dúo formado en 2010 cuando la cantante Amelia Rivas conoció a Christian Pinchbeck, se dedica, según sus propias palabras, a crear «canciones frágiles con un sentido de misterio e historia que perdure a lo largo de los años». Sus canciones fluctúan entre el dream pop y los sonidos delicados habituales en el norte de Europa (desde Lykke Li al sello Labrador). En Bandcamp podéis encontrar sus tres EP’s, el último de los cuales es ‘Assembly‘. Están en Memphis Industries, por lo que en cualquier momento podrían despuntar como una Frankie Rose o unas Pipettes.

Milagres: Como Friends (y tantos otros), desde Brooklyn, aunque en su caso con un estilo muy distinto, Milagres tienen que consolidarse este año con la edición de ‘Glowing Mouth’, un disco aptísimo para fans de Grizzly Bear y Radiohead en el que destaca especialmente el tema titular. Atentos a la fantasmagórica voz de Kylie Wilson, en sintonía con otros proyectos como los Antlers.

Ocellot: El variado menú del San Miguel Primavera Sound encuentra en el dúo Ocellot su vertiente más psicodélica. La banda lanzó a principios de 2012 su primer EP, compuesto por cuatro canciones. Pop melódico y coros en modo «reverb» se unen para dejar claro que la escena catalana sigue en constante expansión, en este caso próxima incluso a los territorios de Animal Collective. Escúchalos en su Bandcamp.

Other Lives: Con dos discos en el mercado, Other Lives han conseguido con su folk con ecos a Fleet Foxes y a Bon Iver hacerse un hueco en el panorama musical norteamericano. ‘Tamer Animals’, su último trabajo, consigue iluminar una nublada tarde de domingo con sus fantásticos arreglos impecables. Quienes disfrutaron el año pasado con The National o la banda de Robin Pecknold no deberían perderse su directo.

Rustie: Con el sello de calidad de Warp, el jovencísimo escocés Russell Whyte mostró en su álbum de debut ‘Glass Swords’ su candidatura a liderar una nueva generación del 2step británico. En su caso, aportando un cierto toque de nostalgia 80s, canciones como ‘Ultra Thizz’, ‘Glass Swords’ o ‘Surph’ sirven a la vez como exquisitos ejercicios de estilo y demoledores rompepistas. En tanto prepara su segundo álbum, que no verá la luz hasta 2013, acaba de presentar un ‘Essential Mix‘ para la BBC, que sirve de anticipo a su presencia en el San Miguel Primavera Sound, que se antoja como una de esas ocasiones en que uno podrá decir, años después, «yo estuve allí».

Sandro Perri: El nombre de este canadiense ha sido uno de los que más ha sonado durante los últimos tiempos, colándose entre lo mejor de 2011 para Pitchfork u obteniendo el beneplácito de blogs tan prestigiosos como Música en la mochila . Perri le pega a la samba, al ambient o a lo tropical, aunque no es habitual que pierda de vista la melodía pop, como muestra ‘Love & Light’. Al igual que Caribou, antes era conocido con otro nombre, Polmo Polpo, aunque ha sido como Sandro Perri que se ha consolidado, especialmente tras la edición de ‘Impossible Spaces’.

Magnetic Fields, de nuevo sin sintetizadores

13

El, dicen, irregular concierto que ofrecieron Stephin Merritt y sus Magnetic Fields en el pasado SOS 4.8, comparado con lo que se vio anoche en el madrileño Teatro Rialto parece demostrar que las delicatessen pop del quinteto neoyorquino no están hechas para degustar en un entorno festivalero, por más que actuaran también en un auditorio cerrado. Máxime cuando, como ya habíamos visto en anteriores visitas, el despliegue que realizan sigue siendo eminentemente acústico, justo cuando presentan un ‘Love At The Bottom Of The Sea‘ que suponía su regreso al uso de sintetizadores. Pero, indudablemente, la clave es la empatía y complicidad que se crean entre un público que sabe lo que espera ver y una banda que sabe lo que sus fans desean.

En este sentido, las novedades del set presentado ayer, con respecto a lo visto en anteriores ocasiones, se reducen en gran parte a meros detalles: Merritt está más majo y afable de lo acostumbrado (apenas alguna queja inicial sobre alguna cámara suelta, estaba prohibidísimo hacer fotos hasta el punto de que la organización te apuntaba con un láser si sacabas el móvil); su instrumento principal es un desvencijado harmonium (además de la melódica y un pequeño tecladito); y Shirley Simms ha adquirido un mayor protagonismo, con armonías muy trabajadas entre las tres voces y haciendo de solista más de lo esperado. Por lo demás, Merritt y Claudia hicieron sus ya tradicionales y divertidos diálogos, aludiendo a lo curioso de actuar en un teatro («es nuestro primer show en Broadway», dijo) y dando jocosos detalles sobre lo dramático de algunos de sus nuevos temas.

El resto ya lo conocíamos: un setlist nutrido casi totalmente por su último álbum y el extenso, querido e inagotable ’69 Songs Of Love’, con una cuidada selección de muestras de otros álbumes, de la que celebramos especialmente ‘Swinging London’, ‘Smoke & Mirrors’, ‘Fear Of Trains’ o ‘It’s Only Time’. Tampoco es una novedad que uno, de entre un cancionero tan amplísimo y con tantas joyas, eche de menos esta o aquella otra favorita, pero las que estuvieron (‘The Book of Love’, ‘All My Little Words’, ‘Come Back From San Francisco’, entre casi una treintena), merecieron la pena. Y, como siempre, fueron ejecutadas por el quinteto con una pulcritud, elegancia y exquisitez a la altura. Como mayor pero, cabría citar que el marco teatral quizá resultó ser demasiado solemne, al menos lo suficiente como para impedir que banda y público llegaran a desmelenarse más de la cuenta y crear cierto feedback. Y ni así creo que hubiera uno solo de los espectadores que llenaban la platea y (quizá) los palcos, pudiera salir decepcionado de otra magnífica representación de The Magnetic Fields. 8

Hidrogenesse, admiradores del grupo, fueron invitados por la propia banda a ejercer de teloneros. Carlos y Genís no perdieron la ocasión de presentar al completo ‘Un dígito binario dudoso. Recital para Alan Turing‘, en un escenario que se antoja como el más apropiado para este álbum temático. Uno no imagina una actuación así en un bar de copas. No en vano, sugirieron a cualquier productor presente su perfecta adecuación para un musical. El dúo de Barcelona desplegó su parafernalia electrónica y expuso en las ocho escenas que componen su nueva obra la vida, los sueños y las visiones futuristas de Alan Turing, de una manera didáctica, lúdica y artística a partes iguales. Hidrogenesse pueden parecerlo, pero no son ninguna broma, y así quedó demostrado con el número final, una estremecedora ‘Historia del mundo contada por las máquinas’. 7,8

Foto: Equipo Helmet para SOS 4.8, Murcia, aunque no lo parezca.

Muere Sendak, autor de ‘Donde viven los monstruos’

6

El escritor e ilustrador Maurice Sendak, que últimamente ha sido una de las figuras más reconocibles del pop por la adaptación al cine de su libro de 1963, ‘Donde viven los monstruos’, ha muerto a los 83 años. Ha sufrido complicaciones tras un infarto cerebral.

Destacado en la historia de la ilustración infantil a lo largo del siglo XX, pasará a la historia por el mundo mágico al que nos transportaba su obra y por dotar a sus personajes protagonistas y a sus tramas de una oscuridad no siempre vista en el género. Maurice Sendak recibió el premio Hans Christian Andersen y la Medalla de las Artes, entre otros reconocimientos. Sus historias fueron una influencia en todo el mundo, siendo incluso retomadas en nuestro país por Gloria Fuertes.

El absurdo fenómeno Carly Rae Jepsen

18

Hace un tiempo que escuchamos hablar de Carly Rae Jepsen por primera vez. Ex concursante de la versión canadiense de ‘Operación Triunfo’, su single ‘Call Me Maybe’ parecía gracioso, pero poco más. Sin embargo, tanto el tema como el videoclip se han ido apoderando poco a poco del público, hasta convertirse en un fenómeno. La canción está ahora mismo en el puesto número 5 de listas en los EE UU y ha sido top 1 en UK. Mientras, en internet no paran de aparecer referencias suyas. Desde análisis detallados de por qué es una canción tan pegadiza hasta artículos que teorizan sobre el sentido último del tema de una chica de 26 años cantando pop adolescente a lo largo de párrafos y páginas. El vídeo lleva 51 millones de visionados en Youtube, que se dice pronto.

Pero como siempre en internet, lo mejor viene del fenómeno paralelo a la canción. Las versiones que juegan con su sentido homoerótico no se han hecho esperar, y van desde las imitaciones abiertamente gays, a sketches de tíos heteros que escuchan la canción a escondidas.

Algún que otro famoso se ha apuntado a la moda de rendirle tributo. Entre ellos, Justin Bieber, compatriota de Jepsen, que se la ha llevado a su mismo sello. Bieber ha llamado a algunos de sus amigos para hacerle un poco de publicidad al tema, entre ellos su novia Selena Gomez. Katy Perry también se monta una fiesta en su casa, donde todos lo cantan. Pero, obviamente, el factor más interesante es que la red ya está llena con versiones, entre ellas, esta en clave funk realizada por Preston Leatherman.

No sabemos dónde llegará el alcance de ‘Call Me Maybe’, ni cuál será el futuro de Rae Jepsen, pero parece que su momento sólo acaba de empezar.

¿Qué hacemos con Rebecca Black?

9

Tras el pelotazo involuntario que fue ‘Friday’, Rebecca Black (y su compañía) parece que no termina de encontrar la fórmula de repetir el éxito de su single de debut. Tras varios intentos fallidos, no sabemos si seguir dándole otra oportunidad a Black o dejarla en el olvido para siempre. Su nueva intentona se titula ‘Sing It’. Tema y videoclip quieren de nuevo demostrar que es una chica normal. Nada que ver con la carne de gifs que conocimos una vez.

Chris Martin y Plan B padecen tinnitus

5

Chris Martin y Plan B han confesado este fin de semana que padecen tinnitus, una dolencia que provoca fuertes dolores de cabeza a causa de un zumbido persistente en los oídos. Esta enfermedad de los oídos está causada por un exceso de ruido. Por ello, ambos músicos han lanzado una campaña para fomentar el uso de tapones a quienes están expuestos a un volumen de música elevado. «Desde que me empecé a proteger los oídos, no me ha ido a peor. Ojalá lo hubiese hecho antes”, se lamenta el británico. Según informa NME, el líder de Coldplay sufre esta enfermedad desde hace diez años, cuando tenía 25.

La campaña pretende concienciar a la gente relacionada con la música sobre los graves problemas de oídos (evidentemente su sentido más preciado), a que pueden enfrentarse si no toman las medidas pertinentes.

Beatriz Luengo llama a Shaggy para ‘Lengua’

11

Ya os advertimos que Beatriz Luengo tenía disco nuevo titulado ‘Bela y Sus Moskitas Muertas’. La famosa actriz y cantante se ha rodeado del jamaicano Shaggy y del mexicano DJ Toy Selectah para remezclar su siguiente single, ‘Lengua’. Si las tres primeras frases de la canción no son suficiente motivo para otro 15M, ya nada lo es. Además ha rodado un videoclip en Los Ángeles que acaba de estrenar. Colores pastel y la pequeña cantante con varios disfraces, que para algo es actriz, definen el concepto del clip. Por allí también aparece Shaggy, que no comparte ni un solo plano con Luengo.