Fanfarlo han estrenado una nueva canción de su esperado segundo disco, que llevará por título ‘Rooms Filled With Light’. Tras ‘Replicate’ y ‘De.con.struc.tion’, el grupo ha lanzado ‘Vostok, I Know You Are Waiting’, que irá en la edición especial como bonus track. Los británicos siguen fieles a su estilo de tintes épicos, aunque sin llegar a explotarlo, y vuelven a apostar por un tema aparentemente luminoso apoyado en el piano. Una canción con la que se distancian en cierta forma del la senda seguida en ‘De.con.struc.tion’.
Por otro lado, los británicos han presentado recientemente videoclip para su single ‘Shiny Things’, que nos traslada directamente al interior de una escuela de danza rítmica. Quizá la cara menos amable de esta práctica muy en sintonía con el argumento de ‘Cisne Negro’ de Darren Aronofsky.
El pasado verano The Chemical Brothers aprovechaban su gira por Japón para grabar uno de sus conciertos y convertirlo en película. Rodado por su colaborador en labores visuales Adam Smith, el documento recogía la actuación que el dúo dio el pasado julio en el Festival Fujirock. Se utilizaron 20 cámaras que se repartieron entre el público y el escenario, alternando con los visuales de la gira. Ahora, la película, titulada ‘Don’t Think’, se anuncia en forma de DVD y CD para el 27 de marzo. El CD recogerá el audio de dicho concierto.
Este será el tracklist del DVD:
01 Tomorrow Never Knows (Intro) – Junior Parker
02 Another World
03 Do It Again
04 Get Yourself High
05 Horse Power
06 Chemical Beats
07 Swoon
08 Star Guitar
09 Three Little Birdies Down Beats
10 Hey Boy Hey Girl
11 Don’t Think
12 Out of Control
13 Setting Sun
14 It Doesn’t Matter
15 Saturate
16 Believe
17 Escape Velocity / The Golden Path
18 Superflash
19 Leave Home / Galvanize
20 Block Rockin’ Beats / Das Spiegel
Este el del CD en directo:
01 Another World / Do It Again / Get Yourself High
02 Horse Power / Chemical Beats
03 Swoon / Star Guitar
04 Three Little Birdies Down Beats / Hey Boy Hey Girl
05 Don’t Think/Out of Control / Setting Sun / Saturate
06 Believe
07 Escape Velocity / The Golden Path
08 Superflash
09 Leave Home / Galvanize
10 Block Rockin’ Beats
Ya habíamos anunciado el paso de Alexandra Burke al eurodance con su último single en compañía del DJ Erick Morillo. Ahora podemos ver el videoclip para este tema, ‘Elephant’. La primera decepción viendo el vídeo es que no hay ni rastro de ese elefante metafórico del que habla la letra de la canción. En su lugar encontramos a Alexandra, vestida con chupa de cuero y sujetador pasándolo bien con algunos amigos en lo que parece una fábrica. Todo va bien hasta que su chico la encuentra de “lihera” y le corta el rollo. Fin.
El otro día comentaba uno de nuestros lectores lo siguiente: «Tengo claro que nunca había escuchado tres discos consecutivos tan buenos de ningún grupo». Hipérboles para «haters» aparte, Klaus & Kinski, que estaban en la cima del pop español ya con sus dos primeros álbumes, han confirmado en ‘Herreros y fatigas‘ que lo suyo va para largo. Hablamos con Alejandro y Marina en Madrid el pasado viernes sobre este lanzamiento. Una segunda parte de la entrevista, sobre ‘Ojo por diente’, se publicará próximamente en nuestra sección «el hit». Para fechas de Klaus & Kinski por toda España, visitad su Facebook.
Normalmente el tercer disco es el más difícil para un grupo, en el que se suele plantear un cambio, pero para vosotros que sois tan eclécticos, ¿ha sido igual?
Alejandro: «Quizá sí es cierto que es el más difícil. Bueno, el difícil es el primero porque es cuando no eres nadie. Con el segundo tienes una cuota de público asegurada. Haces un poco mejor lo que ya has hecho antes. Pero ahora cualquier decisión se mira con lupa. Se dice que o te reiteras o que no arriesgas demasiado. Inseguridad la vas a tener siempre».
Si el primer disco es para convencer y el segundo para consolidarse, ¿el tercero para qué es?
A: «El de la madurez no es, ese será el cuarto. El quinto será el directo en algún lugar de Tokio y el sexto es el doble, pero el tercero…»
Marina: «A lo mejor es el de permitirte algunas licencias porque ya has mostrado todas tus cartas».
A: «Hombre, supongo que si conseguimos hacer un tercer disco a un nivel aceptable no hace falta convencer de que algo de calidad en la voluntad que tienes, hay. Al primer disco es muy clásico catalogarlo como hype y todo el mundo espera a ver si aguantas el segundo porque como el segundo sea una mierda, es que el primero salió bien de casualidad».
¿Cómo calificaríais este nuevo álbum?
Alejandro: «Este disco es más lineal, menos disperso. En general los grupos empiezan siendo lineales y luego se van dispersando. Nosotros, al revés. Hemos empezado dispersos y luego nos hemos centrado en el sonido que somos nosotros. Por eso este disco es menos ecléctico. Bueno, entre comillas. Para nosotros la música de por sí es variada. Pero los contrastes ahora son menos extremos. El principio del disco anterior estaba pensado para contrastar. Por el contrario, en este las tres primeras son más electrónicas: todas empiezan con un arpegio de sintetizador».
También hay canciones orgánicas…
A: «Lo que quería decir es que la forma de trabajar es electrónica. Hay canciones orgánicas pero son una minoría. Nuestra forma de trabajar es bastante compleja y se parece más a un productor de electrónica que al típico grupo de cuatro tíos. La gente cuando viene a vernos se piensa que está todo grabado, pero hay una arquitectura a la hora de sacar los sonidos muy compleja».
M: «Los teclados están automatizados, de manera que se van mezclando más alto o más bajo, van cambiando los tipos de sonidos…».
A: «Los discos son muy variados, no somos como Wave Pictures, que son muy guay, pero lo nuestro es más exuberante. Llevamos a un tío con varios tipos de sintetizadores y toca dos cosas a la vez, con una mano, una; y con otra, otra. Además, controla un sample aparte con las cosas que yo he metido previamente. Es una locura de trabajo. No es como Madonna bailando con un karaoke detrás. Además de llevar un violín en directo, el teclista ha doblado antes las cuerdas con un efecto rollo mellotron, para emular una sección orquestal. Son trucos de producción. Es muy pesado de hacer previamente».
En el disco también hay guitarras más fuertes y más cuerdas…
A: «Quizá se hacen las cosas pensando que las vas a tocar en directo. La parte rítmica es todo programación, las guitarras tienen mucho delay, usamos muchos sintes, tenemos una voz lánguida que canta flojito… Usas lo que tienes en el estudio sabiendo que vas a girar. Estás condicionado por lo que tienes».
Parece claro que tenéis a Pilar a las cuerdas, ‘La duda ofende’ parece hecha para ella…
A: «Hay mucha cuerda en el disco por todas partes. Hay algunas más protagonistas y hay otras más empastadas, más mezcladas con otros instrumentos que parece que no están pero están ahí».
¿Los sonidos electrónicos han influido en la portada del disco?
M: «No, la portada la pensé en función del nombre. Quería darle un rollo «soviet». Es bastante obvio el rollo proletario. Seguro que mis profesores me hubieran dicho: «esfuérzate un poco más», aunque a mí me gusta mucho».
A: «Tiene reminiscencias ideológicas, el yunque flamenco, el golpe, el drama… Herreros y fatigas es una calle de Murcia, pero tiene connotaciones poéticas interesantes. Remite a algo añejo, costumbrista…».
M: «Fatiga es una técnica de herrería».
A: «Es una forma de moldear el metal».
M: «Yo no lo sabía».
La canción de ‘Contrato’ parece la que más casa con la portada.
M: «Sí, pero es una relación casual. Ahora que lo dices, lo pienso y sí, porque habla del sometimiento, pero no estaba pensando en ‘Contrato’ cuando la hice».
A: «Él lo dirá por las portadas de Stereolab, el minimalismo…»
Ponéis 14 canciones siempre, ¿es por alguna razón?
A: «No, de hecho hemos hecho descartes, hemos materializado un par de temas más, pero al final dijimos: «vamos a dejarlo en 14 otra vez, ¿qué más da?». Hay algunas que casi se han terminado, pero no se ha grabado la voz».
Me dijeron de vuestro sello que llegasteis a manejar como 30.
A: «30 no sé, ideas empezadas quizá más de 20. Igual hay cuatro o cinco que empiezas pero no llegas a terminar».
¿De qué depende que no sigas adelante con una canción?
A: «Lo vas viendo por el camino. A veces se estancan. Nosotros no maquetamos, pero a veces Marina graba las voces, vemos cómo queda y les coge rabia. A veces hemos dejado fuera canciones que igual eran mejores. Lógicamente nos podemos equivocar».
El tracklist a veces parece lleno de guiños a discos anteriores. Por ejemplo, ‘Sobria y serena’, que era la canción friqui del disco anterior, ocupa casi el mismo lugar que ‘Cumbres profundas’, muy metalera. ‘Carne de Bakunin’ era la 5 y ahora la 5 es ‘Poderoso caballero’. El pasodoble y el bolero eran la 4, que ahora es ‘Soneto’. ¿Todo esto es consciente?
A: «No lo había pensado. El final del disco suele ser cuesta abajo. El principio va de menos a más. Hacia la mitad hay cierta dispersión, con géneros menos ortodoxos y luego se vuelve a subir. ‘Cumbres profundas’ no la veo friqui, la veo muy My Bloody Valentine, aunque luego se desarrollara por otro lado».
¿Incluís conscientemente autorreferencias, por ejemplo en ‘El día de los embalsamados’ a ‘Muerte en Plasencia’?
A: «En ese caso no. Igual en otra canción… Lo que sí repetimos son cuestiones de producción o sonidos, casi como libro de estilo y con ciertos límites, que sabes que tendrás que cambiar en el futuro, pero que te puedes permitir en un tercer disco. Para el cuarto disco, no sé si quizá ya tienes que dar un giro para no repetirte».
¿Hay algún género que no estaríais dispuestos a abordar o con el que no os atreváis?
M: «Yo no me atrevería a hacer lírico así muy ortodoxo porque no lo haría bien. A lo mejor Alejandro no está de acuerdo».
A: «A priori ningún género tiene nada de malo. Lo que nos puede resultar sonrojante es la ideología que hay detrás, y con ello me refiero al mensaje, a la estupidez, a que no haya nada detrás diciendo algo interesante. Puedo escuchar un disco de Bisbal y si está haciendo un tema con arreglos de bachata, pues me parece bien, pero luego escuchas que está cantando tonterías y ya no me gusta».
M: «Y no es sólo lo que digas, sino lo que transmitas. La música es como un objeto, y no es lo mismo comprarte un exprimidor del chino que uno de Philippe Starck. Hay un lenguaje subyacente que dice cosas, y en el caso de Bisbal, dice caspa».
¿Y no os asusta resultar demasiado cultos para la masa? Me refiero a que utilizáis referencias de la cultura clásica o históricas que, según qué círculos, no se entenderán.
A: «Pues no lo sé, porque otras veces nos acusan de lo contrario, de ser demasiado chanantes y humorísticos. Ya no sabemos a quién hacer caso».
Hay una cita en ‘Dos males tienes’ a ‘Dos gardenias’. Supongo que os gusta en serio y que no es irónico, ¿verdad?
M: «Sí».
A: «Hombre, claro».
¿Por qué parece tan raro reivindicar el folclore español o latino?
A: «Es una cuestión conceptual que tenemos aquí. En España escuchamos música del folclore anglosajón, pero es perfectamente lícito utilizar otras formas de música popular. Así que nosotros hacemos esto simplemente porque nos gusta el folclore español, aunque hay muchas cosas que nos gustan que obviamente no meteríamos en el grupo porque no tendrían nada que ver, como la música renacentista, aunque me gusta la música clásica. Es decir, me puede gustar el flamenco y cierta música folclórica latinoamericana y como es música popular del siglo XX digo: “¿Por qué no la podemos meter en un disco? ¿Por qué tiene que ser todo anglosajon? ¿Qué tiene de malo?”. En nuestros discos sí puede tener sentido por ejemplo, el vodevil o la música melódica italiana. La música popular es la que antes era de transmisión oral y ahora se convierte en música de masas que transmiten la radio y la televisión. Y no toda es anglosajona. A saber cómo será la música tradicional dentro de 30 años cuando Estados Unidos no sea la primera potencia».
El nombre del grupo, la inclusión de figuras clave de su historia, citas expresas… ¿Vuestra fascinación por la cultura alemana a qué se debe?
M: «A Alejandro le gusta mucho la historia y la literatura».
A: «Es un poco casualidad, pero es cierto que hay muchas referencias alemanas. Lo de Goethe es porque era un chiste un poco lerdo pero nos venía muy bien para ilustrar esta canción que queríamos hacer romántica, pero como se entiende el romanticismo de verdad, el literario».
M: «Claro, con sus suicidios, su tuberculosis, sus paseos por el cementerio».
A: «Lo que es un romántico de verdad, no Jennifer Lopez ni Meg Ryan ni Tom Hanks. Y Goethe es un precursor de ese movimiento y la excusa perfecta para hacer el chiste. El nombre de Klaus & Kinski es porque nos fascinaba su locura, lo de Mengele es porque es una historia lo suficientemente sórdida como para trenzar una historia que partiendo de lo casual llegara a lo universal. Mi estilo es refugiarme mucho en el humor y en el sarcasmo, en lo tétrico… Lo de Hitler es lo mismo, es que es un personaje fascinante, de los más fascinantes del siglo XX. Si hubiera vivido en la Alemania de 1933 evidentemente no habría caído en su discurso, pero entiendes que hipnotizara».
¿Grabáis en un estudio en casa?
A: «Sí, el 95% en todos los discos los he grabado en casa. Luego también trabajamos con nuestro técnico, las voces las hacemos con él, algún instrumento… Para mí es cómodo: puedo hacer la mayoría en casa y luego tengo una persona de confianza para contrastar cosas».
El estudio tiene que ser apañado, porque no tenéis el sonido clásico de lo-fi habitual de los grupos que graba en casa.
M: «Es un trastero con ventanas».
A: «Es Palestina, minúsculo».
M: «Al principio era el estudio de los dos, había un armario, una cama… La cama ahora es una litera donde poner cosas y mi mesa ha desaparecido».
Bueno, nena, pero el grupo es de los dos…
A: «Es que para ella cuando estoy en el estudio es como si no estuviera trabajando, es como si estuviera en el Facebook».
M: «Yo casi tengo prohibida la entrada. Ahora tengo que hacer las portadas en el salón».
¿Cómo vas pasándole las canciones a Marina? ¿En grupos o una a una?
A: «Ella inevitablemente lo va escuchando todo porque enciendo los monitores».
M: «Pero oigo el mismo bucle de 7 segundos 60 veces. La versión completa de la canción la escucho casi cuando el resto. Él tiene una canción pensada, me la enseña, la canto, me dice que «sí se puede», «no se puede», graba sus cosas y…»
A: «Y entonces es cuando ella dice: «no me gusta», «no está a la altura», «esto es una mierda»».
Marina, ¿nunca cambias cosas de las letras? Hay cosas muy tuyas, para cualquier persona que te lea en Twitter o Facebook, como lo de Ángel Cristo.
A: «Sí las cambia, lo que pasa es que tenemos el humor en común, muchas frases hechas…»
M: «Lo de ‘Deja el odio para después de comer’ por ejemplo era mío».
A: «Tira muchas letras para atrás».
M: «Yo soy muy brusca. Sé que él se exige mucho y está mal que lo diga yo, pero es que a mí me parece que el nivel está muy alto, por eso cuando veo que algo no está a su altura se lo digo».
A: «A veces repito letras y luego lo he agradecido porque ella es como un editor exigente».
M: «Hay un toma y daca. Hay canciones que han tenido tres letras, como ‘Daño cerebral'».
A: «‘Daño cerebral’ desde el principio tenía esa. Tú dices ‘La pensión'».
M: «Partamos de que no soy cantante. Hay cosas que me salen, como ‘Daño cerebral’, pero hay veces que me cuesta hacerle entender que yo no puedo cantar ciertas cosas porque yo no estoy al nivel de ellos».
Pusiste en Facebook que había un tema que te costaba cantar, ¿cuál era?
M: «‘Sacrificio’. Hay una parte que es muy aguda y tendría que ganar mucho en confianza para hacerla en directo».
A: «Igual en los acústicos».
M: «Es una canción para ponerme delante del espejo, como se ensaya la lírica».
A: «La llevamos ensayada. Quedaba bien con el violín y la guitarra española, pero reconocemos que era un hueso salir en Radio 3, cuando te está oyendo tanta gente, cantando eso».
M: «‘In The Goethe’, que es más difícil también, me resultaba más asequible».
A: «Lo que vemos claro es que podemos tener dos tipos de concierto distintos. Si quieren que sea algo sencillo podemos actuar en un formato que no sea tan ruidoso aunque llevemos alguna base. Y por otro, hay otro directo más de sala, con guitarras eléctricas, bases más fuertes. No tiene nada que ver uno con otro».
¿Cuál es la canción favorita del resto de músicos?
M: «De Paco es ‘La duda ofende'».
A y M: «A Antonio le gusta ‘Cumbres profundas’. Antonio es muy importante en el grupo, hace todo lo complicado, al ser teclista y tener dos manos, da mucho juego. La gente se piensa que lo que hace es muy fácil, pero él es pianista, toca la guitarra y el ukelele. Lo que pasa es como es tan tranquilo… Él destaca más por guapo».
M: «Pili no lo sé. Es muy educada y positiva, le parece todo bien».
¿Habéis conseguido vivir de la música?
Marina: «No, qué va. Tenemos trabajos normales».
Alejandro: «Ese es un poco nuestro drama. Ahora estamos bien porque con la salida del disco tenemos algunos conciertos, pero el verano ha sido dramático. Mucha gente se sorprendía porque se pensaban que nos iba genial. Pero estamos agobiados como media España. Bueno, menos, porque yo tenía trabajo. Igual los meses que estás tocando puedes vivir, pero los cuatro siguientes no».
M: «La vida útil de un disco en cuanto a conciertos son ocho meses o un año, a lo sumo».
A: «Si ganas mucha pasta, pues puedes ahorrar. Pero nuestro caché no es tan grande como para dejar nuestros otros trabajos».
Pero se presenta una buena perspectiva: gira, festivales…
A: «Sí, pero ahora ni se venden discos y con la crisis casi no se dan conciertos y se toca cada vez menos. Sí, hay festivales, pero los consolidados. Y la gente te dice: “¿Que no vivís de esto? Pero si habéis salido en Radio 3 y en todos los lados. Si vosotros no vivís de esto, entonces ¿quién vive?”. Y dices: «pues chico…»»
M: «Algún Fran Perea, o La Oreja de Van Gogh…»
A: «Es que la gente no sabe cómo están las cosas. La gente ve a Pau Donés y a Alejandro Sanz, y se piensa que así estamos todos, pero no es así…»
Entonces no estáis de acuerdo con esa justificación de la gente que dice: «yo me descargo el disco, que ya pago bastante en los conciertos». ¿Hasta qué punto es eso verdad?
A: «Es que para vivir bien de la música de los conciertos tienes que tener un estatus alto y tocar mucho, aunque no hayas vendido nada».
M: «Pero bueno, normalmente viene todo junto. Piensa por ejemplo en Russian Red, que vende mogollón de discos y eso le ha llevado a dar muchos conciertos siempre llenos y a aumentar su caché con entradas de 30 euros. Nosotros no sé cuántos discos hemos vendido, pero puede que 2.000, no sé».
Marina, ¿cómo fue cantar ‘Recuerdo de Zamora’ de Anntona? Y a ti, Alejandro, ¿te gusta verla cantar con otros?
M: «Me gusta un montón, me alegré de que él pensara en mí. A Manu le quiero mucho, que cuente conmigo para mí era muy guay. Si no me lo hubiera dicho él, yo le habría dicho: «Ay, payo, yo quiero cantar». De su disco es la que más me gusta».
A: «A mí la canción me gusta mucho, además todo lo que canta por ahí me toca editarlo a mí, como lo de Pumuky».
¿Tenéis claro qué canciones no vais a tocar en esta gira, teniendo ya tres discos?
A: «Tocaremos este disco entero prácticamente, igual unas 12».
M: «De las viejas hay canciones que me quedan mal. Hay canciones que aunque molan, como ‘La mano de Santa Teresa’, ‘Por qué no me das tu dinero’ o ‘Nunca estás a la altura’, yo destaco demasiado. Renunciaría a ellas no porque no me salgan bien, sino porque tengo demasiado protagonismo y nos hace más mal que bien tocarlas».
A: «‘Nunca estás a la altura’ es de las que tenemos que tocar siempre, la gente la está esperando… Aunque en realidad el primer disco es una recopilación de canciones que habíamos ido grabando a lo largo de años. Se convirtió en disco pero no estaba pensado para ser tocado».
M: «También hay canciones que nos gustan pero que al técnico le dan mucho trabajo, tipo ‘Ley y moral’. Las que tienen mucho ruido no nos favorecen porque dan problemas de sonido…»
A: «Bueno, el otro día me decía lo contrario: «¿No vais a tocar ‘Ley y moral’?».
Si se siguieran haciendo las galas de ‘Murcia, qué hermosa eres’, ¿os llamarían para actuar como embajadores de la región?
M: «No creo, aunque con el dinero con el que se hacía la gala esa ahora se hace el SOS, así que en realidad sí que cuentan con nosotros».
A: «Claro, es que un día se dieron cuenta de que aquello no servía de mucha promoción para Murcia y que lo que cortaba la pana ahora en España son los festivales de grupos raros que meten a 40.000 personas en la ciudad unas fechas en las que de otra forma no iría nadie».
A: «No somos embajadores de Murcia, porque si hubiera nacido en Cuenca amaría a Cuenca, pero eso no se puede evitar, quieres a tu madre porque es tu madre. Pero ya». Sebas / Claudio.
Lady Gaga ha revelado hoy, como había prometido, las primeras fechas de la gira de presentación de ‘Born This Way’. El tour total tendrá 110 fechas, de las cuales ya se conocen 11. El primer show será el 27 de abril en Corea del Sur, pasando después por otros lugares de Asia y por Australia. Se espera, según Billboard, que Europa sea visitada a partir del mes de agosto, Latinoamérica a finales de año y Estados Unidos tan lejos como en 2013, aunque las fechas tienen que ser aún confirmadas. A petición de la cantante, los «little monsters» han producido todo tipo de «trending topics» relacionados.
Mientras, el cartel de la gira, esto que veis aquí, da que hablar por su punto entre feísta, gótico y siniestro. En sintonía, por otra parte con la estética de esta época, con portadas y gran parte de vestuario, en negro.
Ya en su segundo disco, ‘Triangulation’, Paul Rose, alias Scuba, demostraba que aunque provenía del dubstep, en su música había sitio para todo tipo de acepciones de la electrónica. Por eso no es tan extraño que el primer single de su nuevo disco, que se llamará ‘Personality’ y saldrá a la venta el 6 de marzo, sea definitivamente un paso aparte del género en el que se hizo un nombre.
‘The Hope’ sigue siendo electrónica de calidad, pero esta vez Scuba cambia los bajos por sintetizadores, ofreciéndonos un tema dance potente e instantáneo. El vídeo que lo acompaña está formado por imágenes de archivo intercalando bailarines y un elefante caminando bajo el agua. Ha sido dirigido por Amy Rose y Kat Brendel. Scuba estará actuando en el próximo Primavera Sound.
Hace poco hablamos de la inminente salida al mercado de ‘Fue Eléctrico’, nuevo disco de la banda La Habitación Roja. Será el 20 de febrero a través de Mushroom Pillow. Para promocionar este lanzamiento, la discográfica y Radio3 han estrenado el remix que Dorian han hecho del primer single, ‘Ayer’. Jorge Martín, vocalista de La Habitación Roja explica así el origen de esta colaboración: “Cuando escribimos ‘Ayer’, nos dimos cuenta de que era la primera canción bailable de la historia de La Habitación Roja. Mandamos la maqueta a Marc y a Belly de Dorian y les dijimos: «Chicos, tenéis que hacer algo con esto». Y eso han hecho, por amistad y por afinidad”.
Para los que tenemos una edad, hablar de ‘The Boy Is Mine’ de Brandy y Mónica, es montarnos en una máquina del tiempo y volver a nuestra adolescencia. La pareja que marcó está mítica canción de R&B vuelve a reunirse 14 años después para grabar otro tema. ‘It All Belongs To Me’ no se parece en nada al de 1998, pero, al igual que aquel, será el primer sencillo de los dos discos en solitario de ambas. El de Mónica, titulado ‘New Life’, saldrá a la venta el 10 de abril. El de Brandy, aún sin fecha definitiva ni nombre, verá la luz en algún momento de la primavera. Mientras, podemos entretenernos con esta confirmación de que muy pocas veces segundas partes fueron buenas.
Este verano el festival Aquasella cumple 16 años y presenta notables novedades. Por primera vez, no se celebrará de forma paralela al Descenso Internacional del Río Sella. Desde La Real Producciones, promotora organizadora, consideran «que tras la consagración de Aquasella como una referencia musical a nivel nacional, nuestro evento requiere un espacio propio y único en el tiempo». Así, el festival espera que con la nueva fecha y el formato de un solo día, se despeje la oferta hotelera y mejoren los accesos. El día elegido para el festival de Arriondas (Asturias) será el sábado 11 de agosto. Próximamente se conocerá el cartel.
‘Old Ideas‘, el fantástico nuevo álbum de Leonard Cohen, ha entrado directamente al puesto 1 de la lista de ventas española. Un vistazo al libro ‘Sólo exitos 1959-2002’ editado por la Fundación Autor y a los archivos de Promusicae nos sirven para comprobar que es la primera vez que el cantautor alcanza esta posición con un álbum en nuestro país. ‘Songs from a Room’ llegó al número 8 en 1971; ‘New Skin for the Old Ceremony’, de 1974, se quedó en el puesto 30; ‘Various Positions’ fue top 9 y ‘I’m Your Man’, su gran éxito comercial, se quedó en el puesto 3, si bien este último aguantó 34 semanas en lista y terminó siendo el 12º álbum más vendido en España en 1988, algo que ‘Old Ideas’ tendrá muy difícil superar. Los dos últimos discos de Cohen, ‘Ten New Songs’ y ‘Dear Heather’, publicados durante la década pasada, fueron top 11 y top 20 respectivamente.
Es fácil asociar este triunfo al Premio Príncipe de Asturias conseguido por Cohen en nuestro país, pero la tendencia es generalizada. ‘Old Ideas’ es top 1 también en Holanda y Noruega e iguala los mejores resultados de la historia del cantautor en Reino Unido (top 2, como ‘Songs From A Room’ en 1969). Además, mejora a lo grande su estima en Estados Unidos. En este país se ninguneó ‘I’m Your Man’ y Cohen sólo había conseguido un top 63 también con ‘Songs From A Room’. ‘Old Ideas’ es nada menos que número 3 en EE UU.
Los méritos de Cohen, fruto de una carrera llena de prestigio, de mil versiones de ‘Hallelujah’ y de una gira mundial, apocan, aunque sólo en España, los de Lana del Rey, que sitúa ‘Born to Die‘ en el puesto 9 de Promusicae. No está mal para no sonar en radiofórmula. En Estados Unidos Lana es top 2 por detrás de Adele y en Reino Unido, como ya os contamos, top 1 con cifras de venta espectaculares. El single ‘Born to Die’ aparece por primera vez en nuestro país en el puesto 48.
Como curiosidad, la caja ‘Un caso sin resolver‘ de Christina Rosenvinge vuelve a entrar, al puesto 70, debido al ofertón que ha sufrido en algunas tiendas (12 euros).
El resto de entradas es el siguiente:
7 Mikel Erentxun / 24 golpes
11 Maria Aguado / Me toca a mí
13 Daniel Diges / Dónde estabas tú en los 70
Pablo Gil ha realizado un interesante reportaje para El Mundo en el que analiza la situación de la música en directo en España. Para el representante de Pereza, «la situación es la más catastrófica en la historia del pop español» y Mónica Naranjo describe el panorama como «terrorífico». Se habla 75 millones de euros que los ayuntamientos deben a los artistas en algunos casos incluso desde hace cinco años y de cómo han tenido que cerrar empresas de producción, de escenarios, de equipos, de iluminación o de montaje, mientras que muchos músicos que llevaban 20 años girando han tenido que dedicarse a otras cosas. Lo dice Mónica Naranjo: «Conozco mucha gente que se ha visto obligada a dejar la música. Cantantes que han vuelto al circuito de la noche, autores reconocidos internacionalmente que se dedican a otras cosas y gente desesperada que cae en la manos de algún manager hijoputa que se aprovecha».
La causa de la hecatombe es que la contratación de los ayuntamientos se ha desplomado desde 2010. Se recuerda que antiguamente los municipios celebraban fiestas con actuaciones de los «grupos de moda según los gustos de hija y mujer» y se designaba a un empresario como organizador, que adelantaba su dinero para cobrarlo a 30, 50, o 60 días. La Asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo cree que con los impagos ha desaparecido el 80% del negocio y por tanto se han bajado los cachés. «Lo de cobrar 100.000 euros se ha acabado para siempre, ¡aquello no tenía sentido!», dice el mánager de La Oreja de Van Gogh y 19 grupos más.
El artículo revela que gente como La Unión, Los del Río, Ana Torroja o Rosario nunca habían actuado tan poco y el mánager de Camela deja una frase lapidaria: «Ahora nos ofrecen hacer playbacks y guarrerías así, pero nos negamos, aunque ganaríamos más, porque no te gastas nada en equipo ni en músicos». El artículo completo, en El Mundo.
La revista Q, una de las más míticas de Reino Unido, siempre a medio camino entre el público adulto y el alternativo más joven, se ha molestado en hacer un artículo sobre la escena española. Empiezan diciendo que no todo en nuestro país son «maracas, guitarras de flamenco y sombreros» y terminan entrevistando a Joan Luna de Mondo Sonoro, Polock o We Are Standard. De estos dicen que su música es más propia de Reino Unido que de su «soleada tierra» ignorando el clima del País Vasco; comienzan hablando de Crystal Fighters y ni mencionan a El Guincho.
Por el contrario, sí aparecen mencionados Delorean, John Talabot y Triángulo (sic). El grueso del reportaje habla de la necesidad de cantar en inglés y Deu Txakartegi de We Are Standard deja un titular para la posteridad: «Somos un país muy pobre en términos de cultura pop. La radio en España es tan mala que da ganas de llorar. Ahora más que nunca la gente busca en internet música de fuera».
Los próximos 24 y 25 de febrero se celebrará en Pamplona OFFF PDV: ¡RETAGUARDIA!, una iniciativa en apoyo del festival de cine documental, Punto de Vista, que ha estado a punto de desaparecer pero finalmente pasará a ser un certamen bianual.
OFFF PDV, que consistirá en una serie de conciertos y proyecciones a cargo de distintos grupos y cineastas, será gratuito y tendrá lugar durante dos noches en la sala El Bafle de la capital navarra. Entre los grupos participantes están Mursego, Corcobado, Kokoshca, Laia Escartin & Friends, La Débil, Salvaje Montoya, El Teatro Magnético, Don Simón y Telefunken. Estos grupos actuarán con proyecciones de vídeos preparados para la ocasión por realizadores como Isaki Lacuesta, Andrés Duque, Virginia García del Pino, Kikol Grau, Víctor Iriarte, Dani Cuberta, Los Hijos o Fernando Franco.
Tanto los grupos como los cineastas participan en la iniciativa de forma totalmente desinteresada. Para sufragar los gastos de alojamiento y viaje, se ha puesto en marcha una campaña de microdonaciones a través de la plataforma Verkami. Tan sólo faltan poco más de 100 euros para llegar al objetivo de donaciones. Además, los mecenas recibirán distintas recompensas según la cantidad donada.
Los suecos Niki & The Dove siguen adelantando singles y vídeos de su disco, que saldrá a la venta en mayo. Aprovechando que el próximo mes estarán actuando en diferentes puntos de EE UU, han estrenado clip para el tema ‘The Fox’. Para el clip han aparcado sus ambientes oscuros por un momento y han optado por la fantasía animada. Lo único que conservan es lo casi indescriptible de sus propuestas estéticas, al mismo tiempo que se mantienen fascinantes. El clip ha sido dirigido por el colectivo Wintr. Según el tracklist que conocimos hace unos meses, este será el tema que abrirá el álbum.
Timbaland ha revelado en una entrevista con MTV News que tanto él como Missy Elliott sacarán sus respectivos álbumes en junio de 2012. «Ahora mismo estamos preparando nuestros sendos vídeos, nuestros primeros singles, rodados prácticamente a la vez. Queremos hacerlo como un único movimiento espontáneamente. No quiero adelantarme a ella y ella no quiere adelantarse a mí». A él no nos ha dado tiempo a echarle de menos, pero Missy Elliott no saca disco desde 2005, entre otras cosas, porque ha estado enferma. Timbaland y Missy Elliott trabajaron juntos en algunos de los mejores singles de principios de los 2000, como ‘Work It’ o ‘Get Ur Freak On’.
Sónar Barcelona, que se celebrará los días 14, 15 y 16 de junio, presenta sus primeras confirmaciones, entre las que destacan The Roots, Modeselektor, Hot Chip, Austra, James Blake dj, Fatboy Slim (por primera vez en Sónar), Richie Hawtin, Amon Tobin con su show ISAM, Squarepusher, Deadmau5, Nicolas Jaar, Luciano, Azari & III, Jacques Lu Cont, Friendly Fires, Metronomy, John Talabot, Mouse On Mars, The Suicide Of Western Culture y los showcases de Hyperdub, Brainfeeder y 100% Silk, entre otros.
Una de las novedades que Sónar presenta este 2012 es el nuevo sistema de pago en dos términos para adquirir el abono de 3 días del festival en Barcelona: un primer pago de 80€ a realizar en el momento de la reserva (antes del 31 de marzo) y un segundo pago de 75€ antes del 5 de mayo.
Además, se ha dado información sobre las citas internacionales. El festival viaja por primera vez a África, con la celebración de A Taste of Sónar el 2 de marzo en Ciudad del Cabo (Sudáfrica). Actuarán Modeselektor, Byetone, Brodinski y algunos de los más destacados artistas sudafricanos del momento. Sónar regresa a Japón –por quinta vez– los días 21 y 22 de abril para la celebración de SonarSound Tokyo, con una programación que combina artistas internacionales (Squarepusher, The Cinematic Orchestra, Vincent Gallo, Clark, Rustie…) y los más destacados representantes del panorama nipón actual. Finalmente, los días 11 y 12 de mayo tendrá lugar Sónar São Paulo, el mayor de todos los eventos organizados por Sónar fuera de Barcelona, con la incorporación de -entre otros- Mogwai, Jeff Mills o Za!, que se suman a los ya anunciados Björk, Justice, Alva Noto & Ryuichi Sakamoto, James Blake o Four Tet.
Os dejamos con la lista de artistas confirmados para Barcelona según su web oficial:
Artistas:
The Roots (US)
Hot Chip (UK)
James Blake dj (UK)
Fatboy Slim (UK)
Richie Hawtin (CA)
Amon Tobin ISAM (BR)
Squarepusher (UK)
Deadmau5 (CA)
Nicolas Jaar (US)
Luciano (CH)
Azari & III (CA)
Friendly Fires (UK)
Metronomy (UK)
Modeselektor (DE)
Mouse On Mars DE)
Laurent Garnier presents LBS (FR)
Hyperdub presents Kode9 + Cooly G + Scratcha DVA (UK)
Austra (CA)
Jacques Greene (CA)
Jacques Lu Cont (UK)
John Talabot (ES)
Diamond Version featuring Alva Noto & Byetone + Atsuhiro Ito (DE)
Brainfeeder presents Thundercat + Kutmah + Lapalux (US)
Maya Jane Coles (UK)
Mary Anne Hobbs Vs Blawan (UK)
100% Silk presents Ital + Maria Minerva + LA Vampires + Magic Touch (US)
Peaking Lights (US)
Julio Bashmore (UK)
BBC Radio 1 presents Annie Mac & guests (UK)
Trevor Jackson (UK)
When Saints Go Machine (DK)
The Suicide Of Western Culture (ES)
Darkside (Nicolas Jaar & Dave Harrington) (US)
Plapla Pinky (FR)
Psilosamples (BR)
Dago(BR)
Uner (ES)
Supersilent featuring John Paul Jones (NO-UK)
El primer avance de la programación del 47 Heineken Jazzaldia, que se celebrará en San Sebastián entre los días 19 y el 23 de julio, incluye nombres como Antony Hegarty (sí, el de los Johnsons), el cantante de jazz Bobby McFerrin, Jamaican Legends (Sly & Robbie, Monty Alexander y Ernest Ranglin), Yellowjackets, Ray Gelato, Marc Ribot, Ninety Miles (Stefon Harris, David Sánchez y Nicholas Payton) y Peter Evans.
Se ha anunciado que la actuación de Antony será excepcional, pues le acompañará la gran orquesta vasca Et Incarnatus, célebre en el mundo del pop independiente por haber realizado una serie de conciertos con La Buena Vida y formada por casi 40 instrumentos. El recital se llamará ‘Cut The World’ y estará formado por canciones de sus cuatro álbumes anteriores con arreglos sinfónicos llevados a cabo por Nico Muhly, Rob Moose y Maxim Moston. Más información, en la web oficial.
Joe Crepúsculo sigue a lo suyo. Ha vuelto con las cajas de ritmos, los teclados de juguete, los ritmos latinos, los ecos de Perales (sic) y del mejor Julio Iglesias mezclados sin ningún pudor y sin ningún atisbo de ironía. Él es así, eso es lo que le gusta y el público tiene dos opciones: tomarlo o dejarlo. Muy animal hay que ser para dejarlo.
‘El Caldero’ nos regala algunos momentos francamente geniales donde un costumbrismo y sinceridad a prueba de bombas hacen que muchas de sus canciones sean de esas que permanecen en el iPod mucho tiempo. Desde la irresistible ‘Enséñame a amar’ a ‘Una semana con los polis’, con cuya letra es imposible no esbozar una sonrisa, Joe va desgranando una especie de compendio de lo que ha sido y será el «sonido Crepus», sin que nadie pueda ser capaz de dar una definición cerrada del mismo. Con una falta de prejuicios digna de premio en esta época en la que los indies se la cogen con papel de fumar, Joe pasa de Hidrogenesse, (‘La alimentación de los signos’), al sonido casio verbenero de ‘La Higuera’ sin despeinarse lo más mínimo. Todo ello con gusto y mimo, dejando que las melodías hagan su trabajo y logrando así que los oyentes poco amigos del ritmo conga -entre los que me incluyo- disfruten con la propuesta tan personal de Joël Iriarte.
Ojalá hubiera más artistas como él. Gente capaz de componer una joya de la canción ligera como ‘Si tú te vas’ con una caja de ritmos y hacer que la vayas tarareando mientras friegas los platos. Gente totalmente despreocupada por la pose y centrada en hacer canciones bonitas. Gente que se encargue de componer y producir un disco en su casa y nos dé la oportunidad de disfrutar de él.
‘El caldero’ no dista lo suficiente de su discografía anterior como para que Crepus consiga el puesto de honor que se merece dentro del panorama indie nacional, pero lo que está claro es que hay muy poca gente capaz de hacer un tema como ‘Yo voy por delante’. Aunque solo sea por eso, todo el esfuerzo ha merecido la pena.
Calificación: 7,5/10 Te gustará si: eres capaz de disfrutar de un disco sin preocuparte de lo cool o moderno que sea. Canciones destacadas: ‘Enséñame a amar’, ‘Yo voy por delante’, ‘La alimentación de los dignos’, ‘Si tú te vas’.
Escúchalo: Spotify
Metallica van a organizar un festival llamado Orion que se celebrará en Nueva Jersey los días 23 y 24 de junio. La noticia nos pilla demasiado lejos como para interesarnos, pero es reseñable que el grupo será cabeza de cartel durante dos días y que actuarán acompañados de bandas mucho más indies de las que podremos ver con ellos en Getafe próximamente. La lista de artistas incluye a Arctic Monkeys, Modest Mouse, Titus Andronicus, Fucked Up o Best Coast, entre otros. ¿Será el principio de una gran amistad?
Entre bodas, rupturas, reconciliaciones e intentos de suicidio, la carrera de Sinéad O’Connor sigue adelante. Parece que aún ha tenido tiempo de hacer un vídeo para uno de los singles de su nuevo disco ‘How About I Be Me (And You Be You)?’. O al menos, tiempo para que su compañía lance el videoclip, ya que en ‘The Wolf Is Getting Married’ no hay rastro de la irlandesa.
En su lugar podemos recrearnos con una modelo sentada en una silla cubierta con trozos de encaje y cuerdas. Todo muy conceptual, muy artístico, aunque sin demasiado guión. Su nuevo disco sale a la venta finalmente el 5 de marzo (se ha retrasado) y de él ya pueden escucharse cinco canciones en Spotify.
De los productores de ‘Chicago’ y ‘Hairspray’ y con Steven Spielberg soltando panoja a espuertas (¿a este hombre no se le ha ido un pelín la pinza con las series?) llega ‘Smash’, la serie musical sobre musicales que claramente nadie esperaba. Y decimos esperaba porque de repente parece que, no se sabe si gracias a su estreno inmediatamente después de un programasobre la Super Bowl el pasado lunes, ‘Smash’ está llamada a salvar los números de la NBC después de unos cuantos tropezones en forma de alienígenas (‘The Event’) y conejitas (‘The Playboy Club’).
La sorpresa viene, sin lugar a dudas, porque la serie tiene bastantes factores en contra. El primero es que repite, en una de sus parejas protagonistas, un cliché visto, por no decir vistísimo. Debra Messing y Christian Borle se convierten en Julia y Tom, autores del musical sobre Marilyn sobre el que gira continuamente ‘Smash’. Quizá recuerden a Debra Messing de otras series como… ‘Will & Grace’. Y quizá recuerden su papel porque es exactamente el mismo que hacía por aquel entonces: el de mariliendre. Vale que aquí su parte tiene un poco más de chicha, pero no hay nada más negativo que empezar a ver una serie y pensar que una de sus actrices principales está encasillada. ¿De verdad tenía que ser todo tan obvio y cansino?
No. No tenía que serlo, y es probablemente por eso que la misma serie decide reírse veladamente de su tendencia al cliché (impagable ese paseo de Anjelica Huston y Jack Davenport por la Times Square más abarrotada que hemos visto jamás en televisión). Es aquí precisamente donde encontramos otro de los grandes activos de ‘Smash’, en una segunda pareja en discordia, conformada por la enorme Anjelica Huston (la productora) y un sorprendentemente atractivo Jack Davenport (el director hetero, y la aclaración no es en absoluto baladí).
Eso sí, todavía no hemos llegado a la parte buena de verdad, encarnada por dos protagonistas de lo más interesante. La primera es una Katharine McPhee desconocida pero fascinante. Una «girl next door» que cae bien desde el minuto uno. La segunda es la rotunda Megan Hilty, que hará replantearse a más de uno su ideal de belleza femenina (en las curvas es donde está la diversión) e incluso su opción orientación sexual, porque está arrebatadora. Ambas son las actrices que luchan por hacerse con el papel protagonista de Marilyn, en una dicotomía entre rubia y morena que por momentos recuerda a ‘Chicago’.
¿Dónde está la gracia? En que es una serie sobre un musical, así que la música y las canciones están más que justificadas. Tiene partes en las que, como a veces sucede en ‘Glee’ y en todos los musicales del mundo, las canciones vienen a narrar lo que pasa en pantalla. Hay veces que son más bien gratuitas (ese ‘Beautiful’ de Christina Aguilera un poco metido con calzador) y otras que están mejor en la trama pero… ¿de verdad pensabas ver una serie de musicales sin ver a alguien cantar?
Calificación: 7,5/10 Destacamos: A Anjelica Huston, que cada vez que sale en pantalla, se come inmediatamente a todos los que salen en la misma escena. Te gustará si te gusta: ‘OT’, ‘Factor X’, ‘Pop Idol’, ‘Tienes talento’, ‘Glee’ y ‘Fama’. Predictor: 11,5 millones de espectadores, un 79/100 en Metacritic… ¿alguien da más?
Veronica Falls no se alejan de sus influencias pop lo-fi y shoegaze en su nuevo material. El cuarteto londinense ha estrenado ‘My Heart Beats’ que, según informa Beats Per Minute, fue grabada en una barca en el medio del río Támesis la semana pasada. Parece que la ola de frío siberiano a algunos no les sienta nada mal. Riff guitarreros y power pop en una canción que continúa la senda del álbum debut. De momento no se sabe en qué formato se publicará este corte.
Los que pensaran ver a Annie Clark, aka St Vincent, vestida de animadora cual M.I.A. y Nicki Minaj para el vídeo de ‘Cheerleader’ van a quedarse con las ganas. La cantante, más sutil y elegante, opta por ser la pieza central de un museo de arte moderno. La norteamericana se muestra más vulnerable que nunca en este vídeo dirigido por Hiro Murai que da cuenta de la fragilidad de las obras de arte. Ella se hace añicos pero su maquillaje sigue intacto, eso sí.
Además, os dejamos el vídeo que recoge el paso de St Vincent por las sesiones audiovisuales de 4AD, donde interpretó cuatro temas de su último álbum: ‘Chloe In The Afternoon’, ‘Surgeon’, ‘Strange Mercy’ y ‘Year Of The Tiger’.