Inicio Blog Página 1789

Algora y el sexo

1

algoramuerdealmohadaA pesar de que hace muy poco presentaba un proyecto alternativo de nombre La Evolución Del Hombre Pájaro, Víctor Algora continúa con la promoción del último trabajo firmado sólo con su apellido. Fidel Lorite es el encargado de dirigir el clip para el tema ‘Muerdealmohadas’, el tercer sencillo extraído de ‘Verbena’ tras ‘La Era Punk’ y ‘Terrorismo’. El vídeo es una pieza excelentemente bien filmada llena de chicos sudorosos y metáforas sexuales explícitas más cercanas en tono a la comedia que a la provocación y que acompañan a esta canción repleta de referencias a la penetración anal.

Kurt Cobain, ni dios ni villano

42

kurtcobainSé que no soy el único que no olvidará jamás la genuina sensación de ver el estreno en España del clip de ‘Smells Like Teen Spirit’ presentado por Beatriz Pécker en Rockopop, una mañana de sábado del invierno de 1991. La impresión de estar presenciando algo único fue inmediata y el ansia por saber más de aquello, irrefrenable. Devoré ‘Nevermind’ incansablemente, ansiaba escuchar ‘Bleach’ (sitúense, los más jóvenes: importar discos de un sello independiente norteamericano era una proeza). Fui a ver su primer concierto en España, en el Palacio de los Deportes, donde di mis primeros paso de pogo y rompí (me rompieron) unas gafas. Luego llegaron ‘Incesticide’, seguramente el disco de rarezas que más haya escuchado en mi vida, y más tarde ‘In Utero’, extraño, incómodo, furioso, magnético… más hueso que roer. Pero la deriva que adquiría la figura de Cobain era grotesca: visiblemente incómodo con su papel de estrella, se esforzaba por hacer todo lo que no se esperaba de una. O eso creía él, porque acabó cayendo en los clichés más clásicos de los iconos del rock, incluido morir de forma precipitada y trágicamente joven, aunque solo en principio, porque a pocos de los que más o menos seguíamos sus inciertos pasos nos sorprendió realmente la noticia con la que despertamos el 6 de abril de 1994.

Superado el luto, la entonces poderosísima industria propagandística de la música descubrió el filón de otro bonito cadáver. «El siniestro club de los 27», «icono» y demás pamplinas han ido alimentando la figura de Cobain como el salvador del rock, un nuevo semidiós que sumar a la lucrativa lista de Morrison, Hendrix, Joplin, etc. Los años, veinte en concreto, han hecho hoy del músico de Seattle un monigote para vender camisetas, poco relevantes reediciones, DVDs en directo, libros y mil vainas que aportan poquito y alimentan una nostalgia lindando en lo patético. Tan patético que los más jóvenes aficionados a la música lo advierten y ven en ello la debilidad perfecta con la que atacar a la generación previa, matando al padre. La opinión de que Kurt y Nirvana son y fueron un bluff, de que sus discos fueron una mierda y su éxito inmerecido se extiende como un viral. Quien más y quien menos, todos hemos vilipendiado a algún intocable ídolo precedente, a modo de afirmación de una nueva forma de entender la música popular.

Ante esto, se impone poner un poco de cordura y templanza. Desde luego, Kurt estaba muy lejos de ser un nuevo Lennon, un nuevo Brian Wilson o un nuevo Brian Jones. Al menos, el escaso bagaje discográfico de Nirvana (apenas tres álbumes de estudio) no da para certificarle como un «genio» al que venerar como tal, máxime cuando tal calificativo se usa con gatillo fácil y raramente se aplica a artistas vivos cuyas largas carreras han dado para mucho bueno y algo malo. ¿Quién dice hoy «el genio de Minneapolis» para referirse a Prince o «los genios de Athens» para hablar de R.E.M. sin que venga alguien a ponerle la cara colorada? Si Cobain era un genio no podemos decirlo o, al menos, no en términos musicales, y si es un ídolo para muchos es, en buena parte, por la mercadotecnia que le ha encumbrado de forma interesada después de su fallecimiento y de la que se han beneficiado tanto sus socios musicales (aunque Grohl ha sido claramente más hábil que Novoselic) como sus herederos.

Pero también hay que ser justos. La figura de Kurt Cobain y el papel musical de Nirvana fue crucial. En un panorama en el que el dinosaurio de metal avanzaba a duras penas con los últimos destellos de brillantez de Guns ‘N Roses y Metallica y en el que U2 eran de las pocas bandas encumbradas que se molestaban por lanzarse a caminos distintos de los previsibles, solo Nirvana pudieron sacudir la escena y lo hicieron a lo grande. Seguro que no eran los más originales, como pudimos descubrir después, pero nadie dio como ellos con una fórmula en la que rock, punk, pop y metal se mezclaban y confundían de forma entonces incomprensible (como es normal, a los más jóvenes nos faltaba bagaje) pero fascinante y magnética. ‘Nevermind’ tiene sus defectos (aunque no muchos), pero su mayor valor es que hizo de mazo para abrir una brecha en la que hurgar, una rendija en el muro que hacía invisibles a miles de bandas, hoy cruciales, cuyo destino quizá hubiera sido otro de no ser por la ruptura que impuso el grupo de Seattle, descolocando a la propia industria, que se vio obligada a cambiar rápidamente y adaptarse a las nuevas demandas del público. Su impacto fue brutal y, desde luego, ha marcado la deriva de la cultura popular (no solo en la música, ojo) posterior.

Olvidándonos de esas cuestiones circunstanciales y ciñéndonos a Cobain, quizá lo más razonable sea juzgarle, como a todo artista, por sus obras. Y los tres álbumes de estudio de Nirvana son discos que rezuman la visión única de Kurt, que supo hacer suyos los hallazgos de bandas como Black Sabbath, Mudhoney y Sonic Youth e imponer a ellos una personalidad en la que quedaba retratada su mente preclara para el gancho instantáneo y el gran poder que la rabia y el enfado podían aportar al rock. ‘Bleach’ fue un radiante y brillante balbuceo de lo que fue ‘Nevermind’, perfecta expresión de un nuevo pop, que a su vez derivó en más rabia y enfado, quizá sobre todo consigo mismo, expresados en ‘In Utero’, una verdadera lucha por transgredir todo lo que el mundo esperaba de él, empezando por contratar a Steve Albini para «desproducir» y terminando por unas letras y un arte gráfico que daba muestras palpables de que algo no iba del todo bien en aquella azotea. Pienso sinceramente que, aunque ya carezcan del factor sorpresa de entonces, a día de hoy siguen siendo obras poderosas y rotundas, muy distintas entre sí y a las que merece mucho la pena atender con interés. Kurt Cobain no es el semidiós de la trova heroica que muchos han construido interesadamente, pero tampoco era el artista mediocre que otros quieren dibujar hoy. El valor de sus discos es indiscutible y, además, cambiaron muchas cosas. Especialmente, a los que los vivimos.

Revelación o Timo: James Wolf

4

jameswolfSu biografía oficial de Facebook indica que James Wolf es “un hombre con una misión”. En realidad, este irlandés de nombre real James O’Neill, es una de las apuestas más frescas de la temporada en la música pop de baile. Curtido en su anterior proyecto, Bitches With Wolves, antes de aventurarse en el mundo de la música O’Neill fue promotor de conciertos y DJ. De este primer proyecto apenas quedan vestigios en Internet. Con sólo un sencillo publicado, sólo existe esta versión acústica de ‘Hurricane’ en todo Youtube.

Una vez ejecutada la sentencia de muerte a este proyecto, nace su nuevo álter ego llamado James Wolf con el que ha estrenado su primer sencillo, ‘Heart & Soul’. Producida por Tom Neville, que antes trabajó con Kelis y Ellie Goulding, el tema es un número dance que nos podría permitir meterlo en el mismo saco que a Hercules & Love Affair o Katy B. Además, llega con un videoclip de estética muy marcada con piscinas, gente guapa y el propio artista con un look que hará que más de uno piense que se trata de Josie, el estilista de ‘Supermodelo 2008’. Imprescindibles son las remezclas que han hecho del tema Azari & III y D/R/U/G/S y que se pueden escuchar en su Soundcloud.

Cruïlla Barcelona se alargará al domingo

3

zazCruïlla Barcelona, del que ya hay confirmados como Imelda May o Vetusta Morla, amplía un día más el festival para acoger el concierto de ZAZ. Será el domingo 13 de julio por la tarde y lo acompañará el grupo Blaumut. La entrada para este concierto será gratuita para todos los que tengan abono para Cruïlla Barcelona 2014 y también se pondrán a la venta entradas de día para este concierto a través de la web del festival.

El motivo de este cambio es la muerte de Jean-Louis Folquier, uno de los principales padrinos artísticos de ZAZ, locutor de France Inter y el director y fundador del festival «Las Francofolies de la Rochelle». Por este motivo se celebrará un homenaje que se hará en la próxima edición del festival «Las Francofolies de la Rochelle» que coincide en fechas con Cruïlla Barcelona. La dirección actual del festival francés ha pedido a ZAZ que participe de este homenaje y ZAZ ha solicitado a Cruïlla Barcelona poder participar del mismo.

El perturbador mundo de Pure X

0

Pure_X-heavenPure X presentan el vídeo para su último single ‘Heaven’. Es una inquietante pieza dirigida por Ben Kitnick cuyo protagonista practica una afición bastante inusual y no apta para sensibles. El clip yuxtapone escenas perturbadoras con otras más agradables grabadas en un parque de atracciones, de algún modo dejando clara la diferencia entre ambos mundos, el adulto y el infantil. El disco de Pure X, ‘Angel’, sale el 5 de mayo.

Especial Eurovisión 2014 (11): Moldavia

5

moldovaLlega uno de los mejores momentos del año, el de pronunciar esa palabra: Moldova. Tras la cálida acogida entre nuestros lectores de la balada de Bélgica de ayer, hoy traemos un poquito de dubstep para que los fans de los sonidos infernales de Skrillex puedan oxigenarse un poquito los oídos.

La oscura canción -que por supuesto contiene la palabra «wild» en su título, bien de negro y ventiladores y poco de luz en su videoclip- es sólo hipotética: a duras penas existe. Las estrofas son aburridas y el estribillo y final, demasiado manidos en el género y festival, respectivamente. Como curiosidad, la letra ha sido escrita por Lidia Scarlat, sobrina de la intérprete Cristina Scarlat.

Más miedo que la foto: Moldavia ha llegado a la final en el 88,89% de ocasiones.

Calificación: 4
Lugar en las apuestas: 28ª

Timber Timbre / Hot Dreams

4

timbertimbreAunque de Canadá, Timber Timbre practican desde hace ya tiempo un sonido fuertemente arraigado a la tradición musical estadounidense, especialmente a partir de su tercer disco, que no era homónimo porque sí. Es a partir de ‘Timber Timbre’ pues que el grupo formado por Taylor Kirk, Simon Trottier y Mika Posen se encuentra a sí mismo experimentando con el blues, el country, el rock & roll más sinuoso, la psicodelia o incluso el jazz y haciéndolo desde la melancolía de Roy Orbison y, de manera aún más poderosa, desde el inquietante mundo de David Lynch. El grupo oscurece su propuesta con teclados amenazantes, distorsión en las guitarras y los saxos, reverberación en las voces y ambientaciones pantanosas, oníricas, perturbadoras y, sí, cinemáticas. En su cuarto álbum, ‘Creep On Creepin’ On’, el grupo perfeccionó este sonido pero es en el quinto, ‘Hot Dreams’, si bien aún algo carente de clásicos, donde lo han definido con más precisión y acierto.

La homónima ‘Hot Dreams’ sí es uno de esos raros clásicos del grupo y, en pocas palabras, una de las canciones más bonitas del año, un tema que avanza pacientemente mientras se deja arropar por guitarras acústicas y una línea de teclado tan cautivadora como extraña. Es una línea esta cuya melodía transmite nostalgia del mismo modo que la canción en general logra evocar un irrefrenable y asfixiante deseo sexual desde la calma y la sensualidad. Colin Stetson, colaborador habitual del grupo, ofrece hacia la mitad y hasta el final un solo de saxofón tan sexy y a la vez tan bonito que es imposible no caer rendido ante su enorme belleza. ¿Se animará Lana del Rey a versionarla alguna vez?

Taylor Kirk se inspiró para la composición de ‘Hot Dreams’ en su estancia en Laurel Canyon, California; de ahí, quizás, la inclinación western de canciones como ‘Bring Me Simple Men’ o ‘The Low Commotion’, que Mika Posen ha arreglado con cuerdas prácticamente rescatadas de una película inédita de Ennio Morricone. Kirk de hecho cuenta que su objetivo esta vez ha sido sonar a western de Hollywood y una de las mejores canciones del álbum se titula ‘Grand Canyon’, corte cuyo clímax la transforma en un emotivo número experimental a partir de saxos y sintetizadores, pero que en realidad no deja de ser una preciosa canción de acampada nocturna, por otro lado, excelentemente arreglada.

Curiosamente el primer instrumental del disco, ‘Resurrection Drive Part II’, no es de las mejores, pero sí lo es el segundo, ‘The Three Sisters’, con el que a uno le vienen a la mente escenas ritualísticas y paisajes medievales. En el álbum anterior del grupo ya había una maravilla similar titulada ‘Swamp Music’ por lo que sin duda podemos asegurar que Timber Timbre es de las pocas formaciones cuyos experimentos instrumentales poseen interés de verdad, aunque es cierto asimismo que el final psicodélico de ‘Run From Me’ resulta ligeramente menos atractivo que su primera parte en forma de balada crepuscular.

Timber Timbre están cada vez más cerca de ofrecer su gran disco pero cortes como ‘Curtains?!’ o ‘The New Tomorrow’ quedan muy por debajo de las mejores canciones de este nuevo repertorio y ninguna de ellas logra la rotundidad de ‘Hot Dreams’, hecha para perdurar en el tiempo y la memoria. Mientras tanto, eso sí, este viaje hacia su obra cumbre está siendo de lo más seductor y ‘Hot Dreams’ es, en definitiva, un destino que vale la pena recorrer.

Calificación: 7,8/10
Lo mejor: ‘Hot Dreams’, ‘Grand Canyon’, ‘Run From Me’, ‘The Three Sisters’
Te gustará si te gusta: Destroyer, Tindersticks, Richard Hawley, David Lynch, Roy Orbison, Elvis
Escúchalo: Deezer

The Prussians presentan su verdadero debut

1

prussiansLa banda mallorquina The Prussians tiene otra oportunidad de oro este sábado 5 de abril. No telonean a Franz Ferdinand, pero casi mejor: tocan en directo en su after show de la Sala Razzmatazz de Barcelona, donde pinchará el batería de la banda escocesa. Aunque no parece que puedan estar muy intimidados: ya fueron semifinalistas del Proyecto Demo, han teloneado a We Are Scientists y Kaiser Chiefs y han tocado en Arenal Sound o Ebrovisión.

The Prussians, que han terminado su disco después de haber rechazado publicar un EP porque no les convencía el resultado, admiten comparaciones con The xx en los punteos y con Foals, Coldplay o Two Door Cinema Club en lo medido de la agresividad de su sonido en canciones como los singles ‘The Hills’ y ‘Cold Trees’.

‘Animal’, el nuevo vídeo de Grises

2

grises-animalGrises anunciaron hace unos días un nuevo disco que publicará Sony y presentaban el primer single de ese trabajo, titulado ‘Animal’. Hoy, en JENESAISPOP, estrenamos en exclusiva el vídeo para este sencillo. Si la canción es una refrescante composición de guitarras tropicales y restos africanistas, y la letra es clara en su nueva muestra de energía («Noto un deseo feroz / Casi una orgánica necesidad / Quema mi piel el calor / Con una típica intensidad»), el vídeo le hace justicia a través de una oscura coreografía.

El álbum, llamado también ‘Animal’, se pondrá a la venta el 6 de mayo. Ha sido grabado y mezclado en los estudios Gaztain de Eñaut —cantante y productor de la banda— durante 2013. Serán 10 nuevas canciones de los autores de ‘No se alarme, señora, soy soviético‘.


Grises – Animal on MUZU.TV

Cuatro anuncia ‘Mitele Música’, programa musical

6

Alex_OdoghertyCuatro pondrá un pequeño grano de arena a la recuperación de la música en televisión con el estreno de ‘Mitele Música’ en la madrugada del viernes. Presentada por el actor Álex O’Dogherty, esta nueva producción de Mediaset ahondará en el lado más personal de la música, en el que no faltarán las actuaciones en directo y se emitirá de manera mensual.

El primer invitado será Nacho Mastretta que, acompañado por su orquesta, dialogará sobre sus procesos creativos y sus nuevas canciones. En próximas entregas se hará lo propio con Ariel Rot, Niña Pastori y Rozalén. “A través de este espacio, queremos dar cabida a grandes músicos que ahora mismo apenas disponen de espacios para dar a conocer sus nuevas canciones y proyectos», han comentado desde Mediaset España.

Lollapalooza Chile 2014

10

PHOENIXAunque suene a tópico gastado lo del “incomparable marco” en este caso no se puede decir otra cosa. El maravilloso Parque O’Higgins servía por cuarto año de escenario para la versión chilena del mítico festival Lollapalooza. Además este año se extendía a Argentina y Brasil. Una franquicia musical en toda regla. Esto funciona a su favor (una marca consolidada y reconocible) y en su contra (una línea editorial a seguir que cercena las intenciones de los promotores locales). Viendo el cartel no es difícil intuir por dónde se partía cada uno.

Para alguien acostumbrado a los festivales españoles lo primero que llama la atención es que no se pueda comprar alcohol, lo cual era bastante paradójico dado que entre los patrocinadores se encontraban una marca de cerveza y otra de whisky. Esto es así porque gracias a eso pueden entrar menores, lo que dota al perfil del festival de un matiz familiar imposible de ver en nuestras tierras. La programación para niños en el Kidzapalooza, la multitud de talleres y actividades paralelas pensadas para los más pequeños se presentaban como un plan más que apetecible si uno quiere seguir disfrutando de la música en este tipo de entornos pero ya ha formado familia. El horario también es llamativo porque va desde el mediodía hasta las 23:30, cuando terminan los cabezas de cartel. Pero, más importante aún, hacer el evento para todos los públicos lo que consigue es que, literalmente, miles de adolescentes en grupos, chavales de 14-15 años estén en pandilla por el festival viendo los conciertos. Vista la media de edad de la mayoría de los directos (y los grupos) en España no es una reflexión al aire. En el aspecto musical la oferta era variada y heterogénea aunque de aristas muy marcadas. Se partía en tres ejes: grandes leyendas de los 90, artistas emergentes o con pocos años de carrera y artistas locales y latinoamericanos que cubrían ambos espectros.

En la jornada del sábado lo primero que destacaba en el principal escenario, el Claro Stage, era el nombre del veterano Joe Vasconcellos. Su música de fusión con toques de jazz y claramente influenciada por Brasil era una ligera puerta de entrada a lo que iba a venir. Mensajes en apoyo a la lucha de los Mapuches en la Patagonia y sobre temas de paz y hermandad no recomendados a alérgicos del buen rollo.

Tras él, en el segundo escenario en importancia, el Coca-Cola, actuarían otros clásicos de la música local, Lucybell. Como varios de los artistas del festival, sus mejores años quedaron en los 90 y en sus primeros trabajos, pero sirven para recordar que otro mainstream era posible con grupos que surgieron entonces como La Ley, con sonidos menos estandarizados que los habituales de la radiofórmula. Su pop de raíz inglesa con grandes influencias de The Cure o de Soda Stereo fue un soplo de aire fresco en sus tres primeros trabajos, para perder casi toda la inspiración después. Una banda que, artísticamente, no tiene relevancia alguna en la actualidad pero que no deja de congregar a un gran número de fans que quiere revivir parte de su excelente repertorio, como ‘Viajar’ o ‘Cuando respiro en tu boca’.

Cafe_TacubaVolviendo al Claro llegaba el turno de una de las mejores actuaciones del día, la de otros veteranos, en este caso los mexicanos Café Tacvba. La banda liderada por un Rubén Albarrán con aspecto de predicador evangélico, se puede considerar una de las más importantes de la música en español de las dos últimas décadas sin temor a caer en exageraciones. Grandes responsables de la explosión de llamado Alter-Latino junto a otros grupos que surgieron o llegaron al éxito continental en los primeros 90 como Aterciopelados, Los Fabulosos Cadillacs, Los Tres y muchas otras bandas de toda la geografía latinoamericana, vehicularon su triunfo transnacional vía la naciente MTV Latina. Su desconocimiento en España es de lamentar porque nos encontramos ante los autores de discos que siempre coparán las listas de los mejores trabajos de la música en español si se aplica una visión con mira de alturas (como la realizada en el reciente especial sobre el tema de la edición mexicana de Rolling Stone). Entre su discografía abundante destaca ‘Cuatro Caminos’, al que en su día Pitchfork coronó con un 8,7 y la prensa estadounidense denominó, de una forma un tanto perezosa, «el ‘Kid A’ del rock latino». Su concierto estuvo plagado de éxitos como ‘Las flores’, la ‘Chilanga banda’, o, entre los más celebrados, su primer hit ‘La ingrata’ y, por supuesto, la versión que hacen del clásico del grupo chileno Los Tres, ‘Déjate caer’. Personalmente su versión me gusta poco pero la coreografía de boyband con la que la acompañan siempre derrota cualquier prejuicio.

La primera banda de ámbito no latino era Capital Cities. Ray Merchant y Sebu Simonian demostraron lo que son: una versión light de Phoenix, M83 o el primer disco de MGMT. Agradeciendo en un estimable español y con fórmulas de cortesía gastadas (“sois el mejor público que hemos tenido”), el concierto no pasaba de ser una mera espera hasta que sonase ‘Safe and Sound’. Entre su repertorio estaba la espantosa versión de ‘Stayin’ Alive’ que aparece incluida en el disco para la banda sonora de ‘Dallas Buyers Club’, con la que hicieron un mash-up junto a ‘Undone’ de Weezer.

En el escenario principal estaban Cage The Elephant con los mismos males que Capital Cities: es una banda que suena a otras sin un ápice de personalidad ni sonido que pueda definirlos. Esto no tiene por qué ser una losa si se defiende con grandes canciones. Por desgracia no es su caso. Repitiendo actuación en el festival como dos años atrás pero con un estatus de estrella mayor, el concierto era un paseo por un rock tibio con ecos de envejecido brit-pop con curiosos ramalazos AORizantes por momentos. El éxito de singles como ‘Ain’t No Rest For The Wicked’ y, sobre todo, ‘Come a Little Closer’ les garantiza seguir girando como nombre de relleno en festivales de todo el mundo y que sea disfrutado por quienes busquen sustitutos a la épica de garrafón de bandas como Oasis, con un frontman que se quita la camisa a lo Iggy Pop pero con menos abdominales y hace el crowdsurfing más ridículo que recuerda este cronista (impagable momento de vergüenza ajena). Que lo disfruten otros.

Otros que buscan el rock de estadios en su directo son, sin duda, Imagine Dragons, aunque ahora más que «rock de estadios» debería decirse «rock de festivales», rock inofensivo que, sorprendentemente, ha obtenido un éxito arrollador con su disco ‘Night Visions’ entre el público indie-mainstream. En nuestro país llegó de la mano de un anuncio de cerveza con ‘On Top of the World’ y le viene bien esa definición a su música: de anuncio de cerveza (con todo lo que eso incluye). En directo se inclinan hacia un sonido mucho más rockero que electrónico y el momento más coreado vino de mano de ‘It’s Time to Begin’, más que sus mayores éxitos como ‘Demons’ o ‘Radioactive’, cumpliendo con casi un protocolo: coger una bandera de Chile de alguien del público y moverla un rato. Aunque si de banderas y símbolos se trataba, los relacionados con Venezuela, en plena crisis institucional y social, ganaron por goleada.

Triunfo entre el público del jovencísimo Jake Bugg. Relegado a un escenario secundario, aun así su música amerita otro tipo de lugar. Con el calor de media tarde, sus melosas baladas herederas de ciertos cantautores sesenteros servían de pastoral banda sonora a multitud de público que se sentó en la hierba (para eso era un parque) a hacerse carantoñas. No molestaba (a pesar de cierto tono irritante en su timbre), pero tampoco parecía el lugar para apasionar. Uno se desperezaba cuando daba un poco de energía al asunto con canciones como ‘What Doesn’t Kill You’, una de las más celebradas, o al cerrar con una de sus mejores canciones como es ‘Lighting Bolt’. Sin duda, el éxito de sus dos discos editados en un corto espacio de tiempo para lo que se estila da pistas de que sabe cómo tocar las teclas de lo que se puede esperar de él y eso es innegable. Correcto, entretenido… a revisar su setlist en formato festival. Todo lo contrario que el set que se marcaba Baauer en el escenario electrónico con música machaca que no tenía problema en hacer aparecer canciones de cheesecore. Puro y duro bakalao con sirenas y luces que hicieron bailar al numeroso público como si aquello fuera Puzzle o Barraca en los 90. Y ‘Harlem Shake’.

Ellie_GouldingEllie Goulding salió con una gran banda de acompañamiento, en especial su trío de coristas. No tenía muy claro qué esperar de su concierto. Finalmente, la música fue mucho más orgánica de la que cabía pensar en principio y eso hacía que algunas de sus canciones quedasen más cerca de Avril Lavigne que de otra cosa. Pero supo defender su cancionero y hacer un espectáculo con poca pirotecnia y sí mucho esfuerzo por que se notase que estaba dando lo mejor de sí a nivel vocal. Lo consiguió de sobra aunque se echara en falta un poquito más de viraje electrónico en el show, al que sí se entregó de lleno hacia el final. Terminar con ‘Lights’, ‘You My Everything’ y, como no puede ser de otra manera, ‘Burn’, deja mejor sabor de boca del que se iba teniendo durante el propio concierto.

La parte final de la noche se inició con Phoenix. Sin demasiadas sorpresas para el que haya visto sus conciertos, al menos este show fue menos soso que el del pasado año durante el Primavera Sound. Si uno no conoce a la banda sería difícil apasionarse con ella si el primer contacto es su directo. Se esfuerzan y cada vez van mejorando (lo que ya es decir en una banda con tantos años de carrera), pero sus shows quedan a años luz de lo que sus brillantísimas canciones demandan.

NineInchNailsNine Inch Nails dieron un concierto que fue de menos a más. Comenzando de forma demasiado pausada y sobria para lo que uno podría esperar, recordaban un poco a los Depeche Mode de la era ‘Black Celebration’. Tampoco ayudaba una muy poco espectacular puesta en escena en la que apenas se jugaba con las luces. Pero, poco a poco, el show comenzó a tomar vuelo cuando empalmó ‘Terrible lie’ con la brutal ‘March of the Pigs’. A partir de ahí, todo fue hacia arriba conjugando las dos facetas de la banda, la industrial y la más electrónica. El público más casual parecía preferir estos momentos, pero los muchísimos fans de la banda vibraban cuando arremetieron clásicos como ‘The Great Destroyer’. No fue un concierto fácil para los no fieles aunque el tercio final, lleno de energía, fue capaz de conectar con los despistados. Aun así, no parecía un show para dejarlo a uno impresionado… hasta que en el bis, tras un silencio, apareció ‘Hurt’ y todo lo anterior, como en un cuento de Cortázar en el que la última frase dota de un significado diferente a lo anterior, arrojaba nueva luz a lo visto. Sin duda, el momento más emocionante de los dos días.

RedHotChiliPeppersCerraron la noche los ganadores en camisetas del día, Red Hot Chili Peppers. Un show que pudo ser una celebración de todos sus innumerables éxitos pero que dejó de lado muchos de ellos para ponerse espeso y aburrido, con un sonido bajo y con muy mala voz de Anthony Kiedis. Todo esto se hizo notar con el éxodo de miles de personas fuera del recinto durante la actuación de los cabezas de cartel. Entre esos que abandonaron el recinto pasado la mitad del concierto está el que esto escribe. Perderse ‘Give it Away’ compensa cuando se está presenciando algo con cero significación. Y sí, he dejado libros a la mitad, series en la segunda temporada y he apagado películas. Pues lo mismo.

tijouxEl segundo día se prometía a años luz de interés en el descompensado cartel y cumplió. De sobra. Tras el concierto del grupo mexicano-chileno Hoppo!, en el que participa el propio Rubén de Café Tacvba (y que invitó a Fernando Milagros a acompañarlos), el primer imperdible del día era el show de la rapera Ana Tijoux. Probablemente la figura femenina más importante del rap en español en toda su historia junto a La Mala, repasó sus trabajos en solitario y hasta recordó temas de los fundacionales Makiza, banda de la que ella era parte. Un show extraordinario con reivindicaciones necesarias de género y clase, referencias a la lucha por una educación de calidad, tema central del descontento en Chile. Canciones como ‘1977’, que sonó en ‘Breaking Bad’, o ‘Mi verdad’, tema de cabecera de la fantástica serie (sobre todo su primera temporada) ‘El Reemplazante’ le han dado una exposición enorme que también le han generado estúpidas polémicas como la que hubo al día siguiente del festival porque algunas personas del público la insultaron de forma clasista como “cara de nana”. Nada que añadir…

Otra triunfadora fue Natalia Lafourcade. Emocionadísima por su debut en Chile, repasó con profusión su homenaje al cancionero de Agustín Lara acompañada de una maravillosa banda y con colaboraciones vocales de Gepe y Meme de Café Tacvba. También hubo recuperaciones puntuales de su discografía anterior como ‘En el 2000’ o ‘Ella es bonita’ en un concierto que fue un chute de felicidad para todos los asistentes. Enorme esta chica tan pequeña.

Portugal The Man cayó en los mismos tópicos, falta de personalidad y defectos que Cage The Elephant. Un show plano y difícilmente apasionante en el que -resulta sintomático- lo más celebrado fue su versión de ‘Another Brick in the Wall’. Si hablamos de personalidad, esa le sobra a Johnny Marr. O, al menos, se le supone. Pero su concierto naufragó sin remedio quizá maldito de antemano. Con un repertorio en el que la mitad de los temas eran de The Smiths, uno parecía estar ante una banda tributo a los de Manchester. Pero no una de las mejores sino una regular. Ni siquiera se intuía que estábamos ante uno de los guitarristas más imaginativos de la historia del pop. No debe de confiar en su propio repertorio actual porque, además de las canciones de su anterior banda y ‘Getting Away With It’ de Electronic (sin Bernard Sumner a pesar de estar por allí), interpretó una versión del clásico popularizado por Bobby Fuller Four ‘I Fought the Law’. Las canciones propias sonaban a que podrían haber estado en los últimos discos de Oasis. Así de triste.

CasablancasPero eso no fue nada ante lo que vino después. Había comentarios sobre el desastre perpetrado por Julian Casablancas en el side-show durante la semana. Ninguno de ellos se acercó a la dimensión real de la tragedia: un espectáculo lamentable, con un Casablancas totalmente fuera de sí, con una pose de estrella del rock risible, desgañitándose como un aficionado al karaoke. No fue lo peor de los dos días sino de lo peor que uno pueda imaginar sobre un escenario. Juramos que ese hombre tuvo talento.

Vampire_WeekendNada que ver con el impecable espectáculo que ofrecieron Savages: ejecución magistral, imagen potente, canciones con gancho las de su ‘Silence Yourself’ y derroche de carisma por parte de su vocalista Jenny Beth, que se permitió incluso flirtear con las primeras filas llenas queriendo, en sus palabras, «bajar para estar entre esas preciosas chicas delgadas». Y si la carrera de Savages está despegando, la de Vampire Weekend ya está en órbita. Situados en el segundo escenario en importancia, el lleno ante su actuación definía la expectación ante los autores de tres discos sensacionales. Aunque su nombre y trayectoria parecen pedir cerrar festivales, la organización los situó a media tarde. No fue mala elección porque su música festiva y a ratos melancólica sirvió de perfecta bisagra para lo que se venía encima. Ezra Koenig, vestido con una chaqueta vaquera con Babar sobreimpresionado, se ganó cánticos alusivos a su belleza física, pero con canciones como ‘Cape Cod Kwasa Kwasa’, ‘Horchata’, ‘Diane Young’, ‘Oxford Comma’ o la imprescindible ‘A-punk’, poco ha tenido que ver su físico en su triunfo. ¿Que suenan a veces a Paul Simon? ¿Y qué?

lordePero la actuación del festival estaba por llegar. Podría haberse esperado (la organización no, que la mandó al segundo escenario más pequeño), pero lo que pasó durante el show de Lorde desbordó cualquier expectativa. Presentando un disco excelente como es ‘Pure Heroine’, no parece haber riesgo de que el árbol (‘Royals’) no deje ver el bosque. Un concierto mágico, en el que se veía una emoción real fuera de la ensayada por la mayoría de los artistas cuando van de gira. Así lo hizo saber entusiasmada en su Twitter, pero lo importante era otra cosa. La que vimos fue una actuación llena de ritmos entrecortados, con ella desplegando rabia y fuerza, con unas capacidades vocales que asombraban, un aplomo implacable para sus 17 años y, en resumen, una capacidad de generar magia a su alrededor al interpretar su repertorio que dejó a todo el mundo con la boca abierta. No era difícil pensar en otra adolescente prodigio como fue Kate Bush. Si la carrera de Lorde soportará tal comparación a la larga está por ver, pero la fragilidad (hizo un emocionantísimo speech de más de 5 minutos sobre sus miedos), el talento y la capacidad de fascinación que tiene Lorde, no tiene mucho parangón en este momento. El concierto del festival. De largo.

Frente a esa frescura está la pochez de unos Pixies convertidos en todo lo que juraron no ser. Con un repertorio menos divertido que en las pasadas giras, por tener que sacar algunos clásicos para meter sus menos que discretas nuevas canciones, lo suyo suena a comida rápida: te satisface en el momento y, al cabo de un rato, comienza a sentarte mal. ¿Entretenido? Sí, pero los Pixies no estaban en la liga de ser entretenidos.

Arcade_FireTodo lo contrario al magno espectáculo de la banda que ha venido a sustituir a U2 como gran banda de estadios. Arcade Fire tienen un cancionero indiscutible. Desde el propio ‘Reflektor’ que abría su concierto, pasando por ‘Ready to Start’, ‘No Cars Go’, ‘The Suburbs’… su triunfo es inapelable y merecido y su ascenso al Olimpo musical y mediático indiscutible. Se agradece que entre cierto mesianismo dejen lugar al humor. Tras retirarse salieron a escena unos cabezudos que anunciaron en español llamarse Los Reflektors, indicando que seguirían cantando. Y en ese momento comenzó a sonar la versión de The Smiths a cargo de Mikel Erentxun ante las risas y cierto desconcierto del público. Pensé que sería un guiño a Marr (ya hicieron otro a Pixies al interpretar un trozo de ‘Wave of mutilaton’ y a New Order con ‘Temptation’) pero, al parecer, lo están haciendo en más conciertos. Da igual, una anécdota minúscula a la espera de que cerrasen con un glorioso ‘Wake up’.

Lo de New Order da para una reflexión aparte. Probablemente el grupo más relevante del festival junto a Pixies en una visión historiográfica, dieron un sensacional espectáculo a nivel visual y musical paseando por una discografía perfecta hasta ‘Republic’ y luego con aciertos puntuales. Pero, ay, cuando esa música perfectamente ejecutada entraba en contacto con la voz de Sumner, aquello era un naufragio. Si su voz siempre resultó cálida como un abrazo lo que tiene ahora es doloroso como un puñetazo. Resultaba ciertamente doloroso verle intentar aguantar, sin capacidad vocal, incluso dejando momentos en los que estaba absolutamente ahogado y donde ni se le distinguía registro vocal alguno (especialmente triste ‘The Perfect Kiss’). El final, recordando a Joy Division en una desdibujada versión de ‘Love Will Tear Us Apart’ sólo sumaba rabia como desenlace. Todos queremos ver a leyendas de la música en vivo pero, aunque cosas como esta dejen intacto un legado inmarchitable, no deja de resultar penoso.

Un poco de eso también se vio en el concierto de cierre con Soundgarden. Extraña decisión como gran cabeza de cartel del festival para un grupo que ni fue de lo mejor de su generación y al que el tiempo sólo parece empequeñecer su legado. La escasa afluencia de público para el supuesto momento más importante del evento ratificó esa sensación.

Agradecer a la excelente organización del festival (en este aspecto extraordinario) y a Jaime Guerrero y Julieta Gracia en la ayuda de la elaboración de este artículo.

Janelle Monaé y M.I.A., juntas por holograma

4

janelle-miaM.I.A. y Janelle Monaé se marcaron anoche un par de duetos de esos que ponen los dientes largos. Pero todo en teoría. Las dos artistas participaron en las fiestas de lanzamiento de un nuevo coche. Janellé cantó ‘Bad Girls’ con M.I.A. en Nueva York, y la autora de ‘Matangi’ rapeó en ‘Q.U.E.E.N.’ de Monaé en Los Ángeles. Todo fue posible gracias a las maravillas de la técnica, que permitían que ambas aparecieran a modo de proyección en medio de la actuación de la otra. Por el momento sólo ha trascendido un pequeño clip de M.I.A. con la aparición de Janelle.

Desvelado el cartel de Glastonbury 2014

8

glasto

El festival de Glastonbury ha desvelado al fin su cartel para la edición de este año, después de que hubiéramos ido conociendo pequeñas pistas. Es complicado seleccionar quién es cabeza debido a la acumulación de grandes nombres en tan poco espacio, pero por el tamaño de la letra, los canadienses Arcade Fire lideran la programación. Y después de eso, todo lo demás.

Blondie, Kasabian, Dolly Parton, Jack White, The Black Keys, Lana Del Rey, Bryan Ferry, Goldfrapp, Suzanne Vega, Pixies, Manic Street Preachers, Massive Attack, James Blake, Kelis y M.I.A. comparten cartel con revelaciones recientes como Gogon City, Chance The Rapper, London Grammar, Chvrches, Disclosure, John Newman, Rudimental y Angel Haze. El festival tendrá lugar del 27 al 29 de junio.

Robados un sujetador y un tanga de Madonna

11

madona-luomoAún inmersa en la grabación de su próximo disco, Madonna se tomó un descanso para posar para la prestigiosa revista L’Uomo Vogue el mes pasado. Lo que no sabía es que la lencería que utilizó en la sesión de fotos, y valorada en varios miles de dólares, sería robada el mismo día. Las piezas, obra de la diseñadora Deborah Marquit, incluían un sujetador de unos 2.500 dólares y una tanga de unos 350. Al parecer las prendas se encontraban en una bolsa debajo de una silla, el sitio ideal para dejar cosas de ese valor, y desaparecieron. La diseñadora ha declarado que “es una gran pérdida y espero que las piezas aparezcan. Estoy segura de que no ha sido nadie de los que participaron en la sesión, ya que nunca antes me había pasado algo así”.

En la imagen, una foto de estas sesiones del 21 de marzo, subida a Instagram por la artista.

Sílvia Pérez Cruz y Raül Fernández Miró anuncian ‘Granada’

1

silvia-refreeSílvia Pérez Cruz confirma la edición de nuevo disco, que se llamará ‘granada’, arreglado por ella y coproducido junto a Raül Fernandez Miró. El álbum se anunció hace unos días mediante un críptico comunicado sin nada de texto que nos llevó a error sobre su nombre (pedimos disculpas).

Serán quince versiones. Como avance, se publicará un 10” en vinilo (limitado a 500 copias) con motivo del día de las tiendas de discos. Irá ‘Corrandes d’exili’ de Lluís Llach en la cara A (este tema también estará en “granada”); y ‘Gallo rojo, gallo negro’, de Chicho Sánchez Ferlosio en la cara B (exclusiva de este lanzamiento).

La presentación oficial del nuevo disco tendrá lugar en el Teatre Tívoli de Barcelona el sábado 25 de abril, coincidiendo con el 40 aniversario de la revolución de los claveles.

‘Frances Ha’: Girls en Manhattan

4

franceshaDe reina del mumblecore a musa (y esposa) de Noah Baumbach. Greta Gerwig ha encontrado, por fin, una película a la altura de su talento. Cuando parecía que iba a ser devorada por el mainstream –‘Sin compromiso’, ‘Arthur’, ‘A Roma con amor’- y el indie más convencional –‘Lola Versus’-, han llegado Baumbach y Whit Stillman al rescate de la “damisela en apuros”. Quizá la Gerwig no sea la actriz más versátil del mundo, pero sí una de las que más encanto y personalidad tiene. Y en ‘Frances Ha’, donde también firma el guión, lo demuestra con creces.

‘Frances Ha’ es como si un capítulo de ‘Girls’ hubiera irrumpido en el ‘Manhattan’ (1979) de Woody Allen, una comedia generacional planteada como una melancólica road movie entre piso y piso neoyorquino. Un viaje iniciático, desde el barrio de Brooklyn al de Washington Heights, que le sirve al director como afortunada metáfora sobre los cambios que experimentará la protagonista, Frances. Jóvenes veinteañeros ante el abismo, en blanco y negro, del mundo adulto.

Baumbach refleja con gran habilidad y sensibilidad ese momento en la vida en el que las ilusiones forjadas en la universidad se convierten en decepciones fuera de ella. Cuando, al filo de los treinta, tienes que elegir entre seguir persiguiendo tus sueños -aunque estén condenados al fracaso- o aprender a ser feliz renunciando a ellos. O, como dice la propia Greta Gerwig, cuando “el vínculo con tus amigos cambia, y un día te descubres pronunciando frases como: ¿tienes tiempo para comer este miércoles?”.

Divertida, tierna, melancólica… Baumbach demuestra una enorme capacidad para describir las emociones de sus personajes: la alegría despreocupada (Frances bailando por la calle mientras suena el ‘Modern Love’ de Bowie), la desorientación vital (la marcha de su amiga), la nostalgia de la infancia (las navidades con sus padres), el miedo a crecer (el apresurado viaje a París), la vergüenza por el fracaso (su “vuelta” a la universidad). Pero no se recrea en ellas. Crecer no es un drama. Frances se hace mayor. ¿O no? Ha. 9.

Ainhoa dice que Vale Music la echó «porque era gafe»

26

ainhoa-miedoAinhoa ganó Operación Triunfo 2 pero a la larga quienes han tenido éxito han sido otros. En su última entrevista con Fórmula TV, de la que nos enteramos gracias a nuestros foros, Cantalapiedra ha dejado caer más de una declaración jugosa sobre su paso por el programa, entre otras cosas.

Ainhoa cuenta que rechazó participar en la última edición de Supervivientes porque cree que exponerse a la experiencia afectaría negativamente a su humor y personalidad pero sobre todo al respeto que se ha ganado como cantante y compositora. Además, aprovecha para desaconsejar la participación en programas como La Voz a quienes deseen dedicarse a la música porque «no es el lugar» y relata que su antiguo sello Vale Music la despidió alegando que era gafe tras sufrir dos accidentes de tráfico por disco. Añade, además, que su catastrófica no-actuación en la gala de preselección de Eurovisión 2011 se debió a una «persona con mucho poder que sé que me odia desde que gané [OT]”.

Pero el comentario más interesante de la entrevista es el que Ainhoa dedica a su compañera de programa Vega, cuyo último álbum autoeditado ‘Wolverines’ lograba hace unos meses el top 2 de ventas en nuestro país. Ainhoa argumenta que su enemistad con la compositora en el programa fueron «tejemanejes de la dirección del programa para tratar de sacarme de mis casillas». «Yo me di cuenta», continúa, «de que ella (Vega) solo obedecía órdenes y por eso no le daba importancia. No olvidemos que por desgracia también era un show televisivo y había de pactar audiencia fuera como fuera. De todas formas ¿por qué no me preguntas por Mai Meneses o por Carrasco también? Sobre su éxito… Eso pregúntaselo a ella o a sus contactos. ¿O crees que si no yo no estaría también ya con mi número 2 en ventas en España actualmente? (Risas). Repito que una buena voz como la suya o una buena imagen (que también la tiene) no son más que meros utensilios dentro de lo que realmente es importante :»la caja de herramientas que te guarda y te protege».

Solo unas preguntas más arriba Ainhoa comparte su opinión del ascenso al éxito en el mundo de la música actual. «En este mundo tener grandes dotes artísticas como una gran voz, un buen físico, bailar,componer etc, son muy útiles si alguien les sabe sacar partido. Pero la realidad es que sin contactos, sin amigos importantes y sin apoyo de los que mandan, uno sólo se convierte el artista de su casa y de sus amigos».

Ainhoa planea estos días la producción de su cuarto disco con la ayuda del «crowdfunding», que se habilitará a mediados de abril. Os dejamos con el último sencillo de la cantante, ‘Miedo’.

El juego de mesa de Sidonie

0

sidonie-juegoSidonie han hecho un vídeo para ‘Sierra y Canadá (Historia de un amor asincrónico)’, el corte que más o menos titula su último disco. Es una historia de amor contada a partir de un juego de mesa futurista y desde una atractiva y nostálgica estética ochentera. Contiene la aparición de una simbólica manzana.

La agenda de conciertos confirmados de Sidonie es la siguiente:

-Viernes 4 de abril, Vitoria Gasteiz (Sala Cool)
-Sábado 5 de abril, Gijón (Teatro Albéniz)
-Viernes 11 de abril, Logroño (The Concept)
-Sábado 12 de abril, Valladolid (Lava)
-Viernes 25 de abril, Fiesta de la primavera (Plaza de Toros)
-Jueves 8 de mayo, Barcelona (El Latino / Teatro Principal)
-Viernes 6 de junio, Badajoz (Contempopranea)
-Viernes 4 de julio, Ojén (Ojeando Festival)
-Viernes 18 de julio, Nigrán (Portamérica)
-25 de julio, Benidorm (Low Cost)
-Viernes 1 de agosto, Burriana (Arenal Sound)
-Sábado 2 de agosto, Santander (Santander Music Festival)

Modelo de Respuesta Polar / El Cariño

4

modelorespuestaLos valencianos Modelo de Respuesta Polar debutaron discográficamente hace dos años con el muy prometedor ‘Así Pasen Cinco Años’. En él encontrábamos letras afectadas, como la de ‘Estados de un salto’, no de alguien a quien descubre el dolor, sino de quien se ha llevado muchos palos en la vida, y todo envuelto en una instrumentación tan desgarradora como sensible, donde la distorsión era la catarsis perfecta para lograr salir del hoyo. Mantener vivo el interés del público en los tiempos que corren es todo un reto, ya que muchos olvidan demasiado pronto un disco o una banda que les pudo emocionar en un momento. Por ello, Borja Mompó y sus chicos tenían enfrente una importante montaña que escalar con su segundo trabajo, el cual ya tenemos entre manos y lleva el nombre de ‘El Cariño’, producido por Suso Saiz (quien también ha trabajado con Piratas, entre muchos otros) y nuevamente auspiciado por Limbo Starr.

Aquel primer trabajo gozaba de una furia que por momentos los enlazaba con otros proyectos nacionales (ya extintos o en activo) que juegan entre el pop-rock melancólico y el post-rock de arrebatos ruidosos como PAL o Blacanova. ‘El Cariño’ encuentra a Mompó & cía más contenidos, con guitarras en general más limpias (aunque igual de atmosféricas) y sintetizadores y demás elementos electrónicos como novedad en su sonido. Hay pasajes en el nuevo álbum donde, pese a las letras nuevamente crudas y torturadas por el desamor (“te sientes tan realizada que me das asco”), hay cierto atisbo de luz en la música, pero por lo general los tonos oscuros y la melancolía (la portada en blanco y negro dice mucho al respecto) son el factor de mayor peso en estos diez cortes.

Esa melancolía que predomina en ‘El Cariño’ se muestra introspectiva y calmada (‘Del Amor Conocido’, ‘En Adelante’) en numerosos momentos, pero a veces ha de salir a la superficie con rabia y desesperación, como en ‘Tan Blanco’ o, muy especialmente, en ‘Miedo’, donde cabalgan con más y más fuerza según pasa el minutaje y acaban en un pasaje realmente emocionante, con un Mompó en verdadero estado de gracia en lo que a lo vocal se refiere, y una letra (“no quiero que aparezca de nuevo alguien mejor”) que deja sin aliento. A buen seguro uno de los momentos más especiales de los conciertos de esta gira.

Es tal vez algo precoz afirmar que el segundo trabajo de Modelo de Respuesta Polar es un ejemplo de madurez cuando solo distan dos años de su debut. La vida corre deprisa hoy en día, pero no tanto. De lo que sí puede estar uno seguro es de que la solidez de su primer trabajo permanece aquí aún más reforzada por buenas canciones, buenas letras y la sensación de que al proyecto aún le queda muchísimo camino por recorrer. Va a ser un gustazo ser testigos de una de las carreras más prometedoras de la escena nacional.

Modelo de Respuesta Polar actúan en Madrid el próximo miércoles 9 de abril (Teatro del Arte) con todas las localidades ya vendidas, pero aún hay oportunidad de verlos durante el resto del mes en Valencia (día 11, Teatro Russafa), Barcelona (día 12, Sidecar), Zaragoza (día 24, La Lata de Bombillas), en Huesca (día 25, El Ventiumo) y en Castellón (día 26, Radiola Club).

Calificación: 7,4/10
Lo mejor: ‘Miedo’, ‘El Cariño’, ‘Del Amor Conocido’, ‘En Adelante’, ‘Tan Blanco’.
Te gustará si te gustan: Pumuky, Blacanova, Mishima, Maga
Escúchalo: Deezer

Franz Ferdinand firmarán discos en Fnac El Triangle

0

franzferdinandQueda un día para el esperado concierto de Franz Ferdinand en el Sant Jordi Club de Barcelona, el único que ofrecerá la banda escocesa en España antes de festivales como 101 Sun Festival y Bilbao BBK Live, y para el que ya no quedan entradas.

Unas horas antes, confirma su sello en nuestro país, el grupo estará en El Triangle de la Fnac firmando copias de su último trabajo, ‘Right Thoughts, Right Words, Right Actions‘. Será a partir de la 13 horas.

Además, Paul Thomson de Franz Ferdinand pinchará por la noche en el after-show de Razzmatazz.

Los maniquíes de Wallis Bird

1

wallis_bird_La irlandesa Wallis Bird prepara su cuarto álbum, ‘Architect’, para el 11 de abril. El primer sencillo extraído del disco es este agresivo número de pop electrónico, al que por otro lado no le faltan las guitarras eléctricas, titulado ‘Hardly Hardly’. Una mezcla interesante para acompañar la peculiar voz de su autora, tan reminiscente de Janis Joplin. Este es el tracklist:

01 Hardly Hardly
02 I Can Be Your Man
03 Daze
04 Holding A Light
05 The Cards
06 Girls
07 Communion
08 Gloria
09 Hammering
10 River of Paper

La edición de lujo de ‘Architect’ vendrá con un segundo CD de versiones. Björk, Ani DiFranco o Massive Attack son algunos de los músicos seleccionados.

01 Little Plastic Castle (AniDiFranco)
02 Peaches (The Stranglers)
03 Black And Gold (Sam Sparro)
04 Becoming A Jackal (Villagers)
05 Pearls a singer (Elkie Brooks)
06 Jóga (Bjork)
07 Teardrop (Massive Attack)
08 Hit Me With Your Rhythm Stick (Ian Dury)
09 In My Life (The Beatles)
10 Caledonia (Dolores Keane)

Lana del Rey anuncia ‘West Coast’

7

lana-del-reyLana del Rey ha anunciado el primer sencillo de su próximo álbum ‘Ultraviolence’. Se titulará ‘West Coast’ (más Lana imposible) y saldrá pronto en palabras de Lana Del Rey Online, que además ha dejado caer un nuevo selfie de la cantante en acompañamiento a la noticia y también una frase de la letra: «[D]own on the West Coast they got a sayin’.»

Justo ayer llegó a la red otra canción inédita de Lana, ‘Meet Me In The Pale Moonlight‘.

Especial Eurovisión 2014 (10): Bélgica

12

AxelDe lo presentado al festival, entre lo más parecido a una canción que se pueda recordar dentro de 20 años está esta especie de «torch song» interpretada por Axel Hirsoux, un aficionado a presentarse a programas tipo La Voz y Operación Triunfo que hasta este momento no había tenido demasiada suerte. Está dedicada en verdad a una madre que nunca deja de apoyar a su hijo y Eurovisión coincide con el Día de la Misma en multitud de países europeos. Lamentablemente, en los últimos 9 años, Bélgica sólo se ha clasificado en 2 ocasiones para la final, por lo que el asunto tiende a estar crudo.

‘Mother’, una composición como ya comentamos del español Rafael Artesero y el autor de hits sobre todo en Bélgica Ashley Hicklin, es un tema in crescendo absolutamente demoledor, facilón y lacrimógeno como él solo, pero totalmente efectivo en el contexto eurovisivo, quizá porque desde el principio con ese arranque lleno de drama («I’m coming home, I’m broken hearted and I need time to shelter, I need your love») se percibe que esto va a acabar a lo grande. Como así sucede.

Calificación: 8
Lugar en las apuestas (4 de abril): 9ª

El tristísimo karaoke de Connan Mockasin

1

Connan Mockasin ha estrenado un vídeo para ‘Do I Make You Feel Shy?’, uno de los temas incluidos en ‘Caramel‘. En él el artista aparece interpretando su propia canción en un tristísimo antro mientras la letra aparece en una pantalla con un videoclip alternativo, a modo de karaoke japonés. Dirige Isaac Eastgate.