Inicio Blog Página 1542

Playboy publicará fotos inéditas de Madonna del 79

11

madonna-playboyComo si fuera novedad, Playboy acaba de anunciar que en su número de mayo incluirá hasta 13 descartes de aquellas sesiones de 1979 en las que se podía ver a Madonna desnuda.

Obra de Martin H. M. Schreiber, las imágenes fueron tomadas en Manhattan cuando la cantante tenía tan solo 21 años y serán rescatadas en un artículo que se incluirá en la famosa revista con el título ‘Madonna: The Lost Nudes’. ¿No habría sido más adecuado proponerle un nuevo desnudo a la cantante? Estamos seguros de que ella habría aceptado encantada.

Algunas imágenes ya se pueden ver en este enlace.

Os recordamos que Madonna acaba de anunciar segundo concierto en Barcelona para este mes de noviembre.

Tracey Thorn publica ‘Songs from The Falling’

0

Captura de pantalla 2015-04-14 a la(s) 19.32.41Tracey Thorn publica un EP de 17 minutos llamado ‘Songs from The Falling’. El imaginativo nombre responde a que estamos ante la banda sonora de una película llamada ‘The Falling’, realizada por Carol Morley. Trata sobre una epidemia de desmayos en una escuela de chicas durante los 60, un tema que ciertamente pega bastante a Thorn.

Pueden escucharse dos de los temas, en los que Tracey trabajó con su esposo Ben Watt, ‘Follow Me Down’ y ‘Let Me In’, vía Stereogum.

El EP se pone a la venta el 27 de abril.

Os dejamos con el tráiler de la película.

Christina Aguilera estrena tema country

1

Christina Aguilera está preparando un nuevo trabajo pop con la ayuda de Pharrell Williams, pero hasta que lleguen noticias de ese trabajo, la artista también se ha embarcado en otra aventura. Aguilera aportará dos canciones a la banda sonora de la serie ‘Nashville’. ‘Shotgun’ y ‘The Real Thing’ son los dos temas que Christina interpreta para la tercera temporada de la ficción televisiva.

Además, la artista aparecerá en uno de los episodios interpretando este ‘The Real Thing’ que acaba de aparecer en la red, un número country en el que demuestra que a ella los géneros se le quedan pequeños.

Sia y la soledad de la estrella en ‘Big Girls Cry’

5

sia-big-girls-cryTras ‘Elastic Heart’ y su poliédrico vídeo viral, Sia ha sido top 1 por segunda vez en JENESAISPOP. Repasamos curiosidades sobre este ‘Big Girls Cry’ que, estrenado en junio del año pasado, ocupa la pista 2 de ‘1000 Forms of Fear‘, el último disco de Sia.

Evidentemente una de las favoritas de los fans desde el primer momento, ‘Big Girls Cry’ es autoría de Sia y Chrid Braide (juntos han compuesto ‘Perfume’ de Britney Spears junto a la misma Britney, aunque él es conocido también por escribir para gente como Lana Del Rey, Paloma Faith o últimamente Marc Almond) y su producción ha corrido a cargo por supuesto de Greg Kurstin.

‘Big Girls Cry’ es un intenso medio tiempo compuesto por ritmos R&B y cuerdas en el que Sia explora el tema de la soledad en la cima del éxito. La australiana es una «chica dura en la cima» sin tiempo «para el amor o el odio». Tras lograr la popularidad masiva, Sia se ha encontrado totalmente sola, sin amigos que la contacten al teléfono y mirando la televisión a altas horas de la noche. La cantante explota y llora «arruinando [su] maquillaje». Pero le da igual no lucir bella, pues «las mujeres lloran cuando su corazón está roto».

Aunque la letra de ‘Big Girls Cry’ involucra también a un amante de Sia, el tema sobre todo se enmarca en la soledad de la fama, un tema especialmente recurrente en el mundo de la música popular. Annie Lennox, Robert Pattinson, Rihanna o Jennifer Lawrence, por mencionar unos pocos, han hablado abiertamente en las entrevistas sobre lo solos que han llegado a sentirse a pesar de su fama, en tanto que algunas de las estrellas del pop más grandes de su generación, como Michael Jackson, Britney Spears o Christina Aguilera, han expresado en algunas de sus canciones sentimientos de alienación y soledad que contrastan poderosamente con la imagen que la mayoría de nosotros tenemos sobre el asunto.

En relación con su especie de manifesto anti-popularidad masiva, Sia ha vuelto a contar para el videoclip de ‘Big Girls Cry’ con la bailarina de 12 años Maddie Ziegler, que también ha protagonizado varios de los directos realizados para los sencillos ‘Chandelier’, ‘Elastic Heart‘ o este mismo. Ha dirigido la pieza, de nuevo, Sia junto a Daniel Askill, autor de cortos como ‘We Have Decided Not to Die’ y del videoclip de ‘Elastic Heart’, donde Ziegler compartía plató con Shia LaBeaouf, mientras la coreografía ha sido ideada por Ryan Heffington y ejecutada con maestría por una Ziegler que vuelve a sorprender por su capacidad interpretativa a través de la danza contemporánea.

Como siempre, el nuevo vídeo de Sia se presta a varias interpretaciones, ahora desde una sencillez con la que, a diferencia de los vídeos anteriores, es inequívocamente fácil sentirse identificado. No parece descabellado, sin embargo, asumir que la pieza representa a Sia en varios estados de su inestabilidad emocional. Movimientos espasmódicos, gritos, alucinaciones o incluso posibles alusiones a la bulimia son algunos de los elementos clave de este expresivo vídeo que solo necesita el talento de Ziegler para emocionar. ¿Quizás la fama le está pasando demasiada factura a Sia?

‘Big Girls Cry’ ha logrado resultados modestos en las listas, siendo top 85 en Reino Unido y algo así como 103 en Estados Unidos. Francia ha sido uno de sus principales apoyos (top 17), aunque si ha servido para algo ha sido para consolidar las ventas del álbum, ahora mismo manteniéndose fuerte en el top 10 británico, por ejemplo. Os dejamos con una peculiar presentación en vivo de la canción.

Y como propina, ‘Elastic Heart’ en The Voice hace sólo unos días.

Vetusta Morla y artistas sorpresa tocarán en Contempopránea

0

vetustamorla-entreContemporánea, uno de los eventos culturales más relevantes de Extremadura, celebra este año su 20º aniversario y por ello ha ofrecido una rueda de prensa en el Picnic de Madrid (el bar cuyo propietario es Xoel López). La programación ya se conocía: el desdoble de Badajoz (5 y 6 de junio) contará con una línea editorial más versátil con Pet Shop Boys, Vitalic, Dover, Dorian o La Habitación Roja a la cabeza; mientras que la de Alburquerque (24 y 25 de julio) recordará a históricos como Los Fresones Rebeldes, Mercromina, Chucho, Nosoträsh y Cooper, además de contar con Supersubmarina, Los Enemigos o un homenaje a La Habitación Roja.

Hoy se suman Vetusta Morla y Novedades Carminha a la edición de Badajoz, al tiempo que se ha anunciado la actuación de un par de artistas sorpresa en Alburquerque. Una de ellas se ha descrito como «la reaparición de alguien muy querido». Como pista de por dónde podrían ir los tiros, se ha recordado lo que sucedió hace unos años con El Niño Gusano de forma espontánea y debido a «la magia especial» creada en este festival que siempre ha dado prioridad a los artistas nacionales sobre los internacionales.

Este año el grupo homenajeado es La Habitación Roja (están anunciados en Badajoz pero serán homenajeados en Alburquerque) y la nota de prensa indica: «Permanecemos a la espera de poder confirmar alguna sorpresa con motivo de este homenaje». Se desconoce si tendrá algo que ver.

La presentación en Picnic ha terminado con la interpretación de Xoel López de su nuevo single, no ya sólo con su guitarra sino también desprovisto de micrófono. Aun así, ha indicado que en su disco, que se publica a finales de mayo, habrá de todo «aunque esta canción, así, os suene más a Julio Iglesias».

El abono para Contempopránea Badajoz vale 40 euros, mientras que para Alburquerque, 27. Más información, aquí.

Además, habrá una fiesta de presentación en Madrid con Lecciones de Vuelo y Maniobra de Q. Será este sábado 18 de abril.

Dorian: «El indie ya es menos sectario»

3

dorian-granDorian publican esta semana ‘Diez años y un día’, no un recopilatorio al uso sino un disco en el que llevan a otro terreno muchas de sus canciones más populares junto con alguna inédita como ‘Arrecife’. Hace unas semanas pudimos hablar con Marc y Belly justo antes de que tocaran en Madrid. Sentado en una terraza en las inmediaciones del OchoyMedio, el grupo no dejó de ser asediado por simpáticos fans pidiendo una foto o incluso una entrada para el concierto. Aun así, pudimos hablar con Dorian sobre este álbum, la mala situación para los grupos noveles del país o las posibles desventajas de enfrentarte a un sonido más adulto.

Dorian actúan en el SOS 4.8, en el Low Festival y también en Barcelona (9 de mayo) o Madrid (21 de mayo) próximamente. Detalles, en su web.

«Esto no es un mero recopilatorio o un disco de paso. Es uno de los discos más importantes de la trayectoria del grupo»

La nota de prensa dice que este disco supone un punto y aparte, ¿entendemos que es el fin del sonido anterior de Dorian o sólo es una forma de insistir en que esto no es un recopilatorio?
Marc: «Para nada los Dorian de antes se van a acabar. La idea de este disco la teníamos en la cabeza desde 2009, con ‘La ciudad subterránea‘. Sabíamos que teníamos que evolucionar aún para hacer un disco como este, pero también que tarde o temprano iba a llegar. Si hubiéramos querido un recopilatorio lo habríamos hecho, pero sería una foto de distintos momentos del pasado de la banda. Si oyes un recopilatorio de los Cars oyes un reflejo de cada momento de su carrera. O de Blondie: podrías ver su evolución. Nosotros queríamos una fotografía del presente, mostrando una evolución sonora y con instrumentos que nunca habíamos tocado, como los clavicordios… Queríamos hacer algo diferente, pero esto no tiene por qué marcar al futuro. No es un mero recopilatorio o un disco de paso. Es uno de los discos más importantes de la trayectoria del grupo y sí tendrá su peso. Creo que nos acordaremos mucho de él».

¿Por el desafío artístico que ha supuesto?
M: «Sí, por supuesto, por un lado, pero sobre todo porque reúne algunas de nuestras canciones favoritas y de alguna manera cada canción es un pedazo de nuestras vidas. Son muy autobiográficas y volver a arreglarlas ha sido recordar muchas cosas, algunos momentos difíciles. Ha sido como volver a mirarnos a nosotros mismos».
Belly: «Nuestras canciones han calado siempre un poco tarde, como ‘A cualquier otra parte’… Ahora presentando ‘Arrecife’ y con la nueva ‘A cualquier otra parte’, es la primera vez que hemos visto una reacción muy inmediata, con una reacciones muy evidentes y muy positivas».

¿Qué canción os sorprendió que no hubiera gustado de forma inmediata?
M: «Somos un grupo de música independiente, no estamos todo el rato en la tele o en las radios masivas. Las canciones que hacemos tienen su recorrido, tardan en llegar a públicos amplios. Por ejemplo ‘La tormenta de arena’ es nuestra canción más conocida y los primeros meses no tuvo la reacción que esperábamos. Para nosotros era una canción muy especial, muy bonita, y tardó un año en explotar por todas partes».
B: «Con ‘A cualquier otra parte’ pasó lo mismo: la gente no sabía si era de baile o no, el ritmo está un poco roto, y la gente no sabía cómo reaccionar».

«Las canciones que te salen de las vísceras son las que suelen funcionar»

También eran otros tiempos, hablamos de la década pasada. Ahora mismo es todo un poco «me gusta», «no me gusta» y a los 5 minutos estás a otra cosa, ¿o creéis que en el futuro podéis tener un «grower» igualmente?
M: «Las cosas están muy locas. Nunca sabes cómo va a reaccionar el público. Pero el músico nunca debe componer pensando en fulano o mengano. Tú tienes que componer con lo que te sale de las vísceras, y esas canciones que te salen de las vísceras son las que suelen funcionar. Componer pensando en los demás no se lo aconsejo a nadie».

En el disco no falta ninguna de las canciones más famosas. Si miras las 10 más populares de Dorian en Spotify, están casi todas. ¿Habéis querido meter las más famosas sin más o cómo ha sido la selección?
M: «Hemos pensado en España y en fuera de España. Fuera de España son más famosos los dos últimos discos. La primera parte de la trayectoria de la banda no es tan conocida. También hubo criterios como que ‘Solar’ fue la primera canción que editamos. Y ‘A cualquier otra parte’ tampoco podía fallar. También hemos escogido las que eran más especiales para nosotros. ‘Verte amanecer’ no fue ni primer, ni segundo, ni tercer single. Fue el cuarto y porque veíamos en los conciertos que iba adquiriendo relevancia. Fue la gente la que la escogió. Es curioso cuando pasa esto y me parece muy bonito que el público te lo indica: «esta me está tocando el corazón»».

¿Habéis visto en los ensayos que alguna canción no pegaba en este formato y la habéis desechado?
B: «‘La mañana herida’ la dejamos muy rápido y se quedó fuera al engorilarnos con las demás, aunque la podríamos retomar…»

Tampoco es un disco lleno de cuerdas o arreglos como el de Metallica, en verdad hay autoversiones de todo tipo…
M: «Queríamos evitar eso a toda costa. Las cuerdas son muy golosas. No estoy seguro de que lo sinfónico y el pop funcionen juntos».
B: «Se tiene que hacer muy bien».
M: «No he oído el disco de Metallica, oí alguna cosa, pero aquello era una superproducción que no tiene nada que ver. Si metes cuerdas por todas partes, puedes terminar empachando».
B: «En cada parte de la canción hemos decidido qué instrumento es el protagonista. En ‘A cualquier otra parte’ decidimos que el ronroco, el instrumento latinoamericano, iba a ser el protagonista».

En verdad esta canción os ha quedado un poco pop-rock, no es lo que te esperas de un disco así, hay un punteo que me suena tipo nudozurdo, igual porque sacan disco a la vez, ochentero…
M: «Es de las más enérgicas, cañeras. La guitarra original de la canción es muy nueva-olera si la oyes sola. Me alegro mucho de que nudozurdo siga adelante».

¿Ha cambiado mucho de estilo alguna canción durante esta regrabación?
M: «Sí, las que más han cambiado son ‘Verte amanecer’, ‘Soda Stéreo’, ‘Tristeza’…»
B: «‘El sueño eterno’ nos dio muchos dolores de cabeza».

Ha quedado bastante electrónica…
B: «Pero es todo tocado real, superponiendo capas… sumando elementos hemos conseguido este toque de electrónica. Parece electrónica pero no lo es».
M: «En todos los discos hay dos canciones que dan mucha guerra».
B: «‘El sueño eterno’ estuvimos a punto de dejarla».
M: «Pero Lisandro (Montes, guitarra, programaciones) empezó a lograr esta base. Acordándonos de temas paquidérmicos de Depeche Mode o Sisters of Mercy empezamos a dar con la idea. Cobró vida propia y la acabamos en cuatro días. Ha sido el fruto de un proceso».

Pensé que el origen de este disco habrían sido temas más folk, abiertamente de hoguera tipo ‘El temblor’, de vuestro último disco. ¿Por qué habéis dicho que la idea viene de 2009?
B: «La gente te conoce por lo que has editado, que en este caso era electrónico, pero nosotros no nos reducíamos a eso. Somos pop, pero las canciones son tradicionales, yo toco el piano, habíamos hecho acústicos… Y es verdad que es en ‘La velocidad del vacío‘ cuando eso aparece en un disco».
M: «La idea de Dorian son tres vértices: indie, electrónica y nueva ola. Eso sería una manera de definir el sonido de Dorian en estudio, pero en realidad escuchamos muchas cosas y de muchos países distintos. Nos encanta la música folk, tenemos influencias de todo tipo».

Cuando decís folk, ¿a qué os referís? ¿Qué os ha podido influir?
Ambos: «Nico».
B: «‘Verte amanecer’ en este formato es bastante parecida a una de Nico, con cuerdas…»
M: «Nick Garrie, Nick Drake…»
B: «Nancy Sinatra y Lee Hazlewood son una influencia en ‘El temblor’. Pentangle me influyó para los arreglos de ‘Arrecife'».
M: «A Pentangle los vimos en Londres, luego ya murió Bert Jansch (NdE: esta entrevista es anterior a la muerte de John Renbourn) y nos sentimos muy afortunados de haberlos podido ver. Aquel concierto nos influyó mucho. Creaban telas de araña, es increíble cómo unos cubrían los instrumentos de los otros y mezclaban folk tradicional, medieval con blues…»
B: «‘Basket of Light’ es una maravilla».

¿Habéis escuchado muchos discos de autoversiones para escuchar ideas o evitar otras?
M: «Nos fijamos en dos «Unpluggeds», Björk y Lykke Li, este último es básico, no tiene 30.000 historias, pero mola».

«El público joven se acerca con menos prejuicios a la música. Antes había una barrera mental para aceptar que te gusta la música del otro, como en ‘Quadrophenia'»

Al haber vivido en Londres entenderéis que este disco es como haber pasado de Radio 1 a Radio 2… ¿Os daba miedo espantar a vuestros fans más jóvenes? Os sigue mucha gente joven…
B: «También hay puretillas, sobre todo al principio. Teníamos un discurso un poco ochentas y les gustaba mucho la banda a los cuarentones. Yo creo que la gente joven lo va a entender ahora más que nunca, ya el indie, el jevi… es menos sectario. Ahora a la gente joven le gustan grupos muy diferentes».
M: «El público de ahora ya no está tan segmentado en tribus urbanas, lo cual es bueno y malo. Hemos ganado que el público joven se acerca con menos prejuicios a la música. Antes había una barrera mental para aceptar que te gusta la música del otro, como en ‘Quadrophenia’ cuando están el mod y el otro en bañeras distintas. Era la autoafirmación del individuo dentro de la tribu, pero creo que es interesante la manera desprejuiciada en la que el joven de hoy en día se acerca a todo».
B: «La nota negativa es que no se ahonda tanto, la gente no se pregunta a qué grupos se pueden parecer algunas cosas, pero bueno, está bien también la parte de «me gusta la música, me dejo llevar…»».

¿Esa es la parte mala a que te referías, Marc?
M: «La parte mala es que antes, cuando alguien se compraba con sus cuatro duros un disco de The Clash, le iba la vida en ello. Cuando la gente se vestía de una manera, era peligroso, te podían pegar. Había una actitud muy fuerte ante el mundo, ante la sociedad, en la moda, en la política… Esa potencia contracultural se ha perdido. Hay una homogeneización de la juventud, que es interesante en unas cosas, pero peligrosa en cuanto a otras».

«En España siempre ha sido difícil vivir de la música»

Hay una serie de grupos: Manel, Vetusta Morla… que venden mucho. ¿Creéis que estos grupos o vosotros hacen una especie de tapón y es difícil llegar ahí, o que la gente no tiene mayor interés? ¿Por qué es tan difícil para un grupo emergente llegar a este nivel en el que estáis sólo 6 o 7 bandas?
M: «En España siempre ha sido difícil vivir de la música. Hemos tenido años buenos, pero siempre ha sido difícil. Para los grupos noveles hay un drama y es que al no venderse discos, los sellos independientes no tienen dinero para apostar por el nuevo talento, que antes luego podía terminar en multis. Pienso mucho en esto porque me preocupa mucho. Cuando tienes 20 años no sabes nada de la industria, no sabes moverte en el entramado, no tienes contactos, ni mánagers. Necesitas que te ampare un sello, normalmente independiente, para que te lleve de la mano hacia el público. Ahora no se apuesta porque la gente no quiere comprar discos. Yo siempre digo: «si no te quieres comprar el disco de U2 no te lo compres, pero si ves el vinilo rojo de nosequién y te gusta y te lo compras, estás dando aire para que conozcamos bandas con talento que lo dejan porque llevan 5 años picando piedra y nadie les da una oportunidad». No es que hagamos un tapón, es que los sellos no tienen dinero, nadie les ayuda para ese primer trampolín».
B: «Pero muchas bandas de ahora lo hubieran tenido peor antes cuando la prensa te tenía que ayudar, le tenías que gustar a alguien. Ahora con internet hay más posibilidades».
M: «Eso puede pasar pero no ocurre siempre, tienes que tener alguien que te dé amparo, fuerza, que te diga: «venga, vamos a tocar a las cinco en este festival, dentro de dos años te pondrán a las ocho». Uno no puede tirar solo con su Facebook. Creo que cuando a alguien le gusta un disco debería comprárselo para poder seguir apostando por otros valores. Por otro lado, Vetusta, ¿cuántos años llevaban picando piedra? También diría: «si tenéis un sonido personal, tarde o temprano llegará vuestro momento».

Con lo del tapón, igual algo desafortunado, quería decir que veo que el grupo que atrae a 5.000 o 10.000 personas a un festival es Vetusta Morla o Love of Lesbian en lugar de uno internacional, pero por otro lado, no tengo muy claro que estos grupos desvíen público hacia otras cosas, por mucho que Pucho diga que le gustan Novedades Carminha.
B: «Yo creo que la gente va a la experiencia de vivir la música con el de al lado. No es como nosotros que íbamos a ver cosas a ciegas, o escuchar música a ciegas. La gente conoce las canciones y quieren ir a cantarlas con amigos. Y repiten y repiten. Yo a Depeche Mode iría siempre, me siento como los fans de Love of Lesbian (risas). También Rafa, el fotógrafo, le puso a una chica que le gusta la música comercial Dorian y le gustó y se le abrió un mundo, y le pidió más grupos».
M: «¿No crees que lo que dices ha pasado siempre? Nirvana vendieron 10 millones de ‘Nevermind’ y Sonic Youth vendían 300.000 copias como mucho, cuando Nirvana se pasaban el día hablando de Sonic Youth. ¿Qué pasa? ¿Que esos otros millones no tenían curiosidad?».

Ya, supongo que me refiero más a la Movida, creo que había más grupos de éxito y tengo la sensación de que esos grupos sí llamaban a otros grupos.
B: «Ahora la gente tiene un acceso sencillo a cualquier cosa, pero antes tenías que ir a conciertos, era una cosa más sectaria y si te enganchabas a algo, te enganchabas a la escena al completo».
M: «Entiendo por dónde vas. Sería deseable que la explosión del indie permitiera el acceso a otras propuestas. Pero ese acceso es exponencial hacia abajo: hay quien tiene una curiosidad alta, otros baja… y no sé si es tan distinto a lo que pasaba antes».

«John Talabot dirigió la trilogía de vídeos de Dorian, aunque nadie lo sabe…»

¿Qué grupos noveles os gustan a vosotros?
B: «Me gusta Mirémonos, que están en el sello de nuestro mánager. Los vimos en Barcelona y me lo pasé súper bien».
M: «Si trabajan duro pueden encontrar futuro. También me gusta mucho Aurora. Me gusta mucho también Pional, conocemos su trayectoria desde que empezaba. A nivel mundial, mucha gente importante se está fijando en la escena electrónica de aquí, como en John Talabot por supuesto…»
B: «John Talabot hizo la trilogía de vídeos de Dorian, aunque nadie lo sabe…»

¿En serio? Como al principio era su identidad secreta…
B: «Sí, tenía una productora audiovisual y él es el director de los tres vídeos».

En el disco colabora Santi Balmes de Love of Lesbian. ¿Escogió él la canción ‘Los amigos que perdí’ o la elegisteis vosotros?
M: «Tenemos relación con él desde hace años, desde que Dorian era un grupo maquetero. Hace unos meses participamos en el aniversario de Mondo sonoro y allí hicimos la versión de ‘Allí donde salíamos gritar’. Entonces nos dimos cuenta de que teníamos tesituras en común y le pedimos que cantara en el disco. Nosotros escogimos la canción».

¿Tenéis idea de por dónde irá el siguiente disco de estudio?
M: «Hay Dorian para rato. Vamos a tener un año muy intenso. Vamos a ir a muchos países, y también muchos conciertos en España. Después nos tomaremos un descansillo e iremos elaborando el nuevo material, pero va a ser un proceso muy instintivo. A saber cómo va a ser el siguiente disco».

En cuanto a letras, por vivencias sociales o personales, ¿por dónde creéis que iréis?
M: «Yo creo que voy a tener algunos cambios en las letras. Tengo ganas de tocar otros palos estilísticos. Estoy dándole vueltas, se tiene que ir macerando».
B: «A mí me gustaría que fuera como una mezcla de todo lo que hemos hecho. Recuperar la esencia del principio, pero con todo lo que hemos aprendido».
M: «Creo que sería una mezcla entre ‘La ciudad subterránea’ y de ‘Diez años y un día’, pero no sabemos lo que pensaremos dentro de 3 años. Esta pregunta es muy difícil…»

‘Bajo sospecha’: luces y sombras

1

bajosospechaDicen Dorian que el indie ya no es tan sectario como antes y que la juventud está abierta a diversos estilos. Por eso expresiones tan feas como «guilty pleasure» están desapareciendo de la música porque… ¿cómo va uno a avergonzarse de escuchar un macrohit de Beyoncé o de Adele que además es una producción perfecta que ha cambiado el curso de la historia del pop? Lo mismo nos decía Guille Mostaza últimamente: «Nunca me he avergonzado de algo que me guste. De hecho expongo sin pudor mi gusto por canciones que a mucha gente chirrían, aunque en el fondo alguno adore en secreto. El personal se preocupa demasiado por la opinión ajena».

Ahora, otra cosa es lo de las series nacionales de televisión. Las ves y las disfrutas, pero a menudo es difícil no avergonzarte de que te gusten porque simplemente no te puedes creer lo que está pasando ante tus ojos. Frente a los entusiastas tweets que hemos leído hoy procedentes de las webs televisivas más potentes del país y que calificaban el final de la prometedora ‘Bajo sospecha’ emitido anoche como «impactante» o «asombroso», hay que mostrarse más moderado. Es posible que con productos como este, anteriormente ‘Desaparecida’ o ‘El internado’, vayamos por el buen camino en cuanto a thriller, pero todavía nos queda mucho por mejorar.

Dejando de lado los errores del guión, sobre todo en torno al personaje de Bosco (estos enlaces contienen SPOILERS: 1, 2, 3), que me parecen ya de nota, a veces da rabia simplemente que una serie como esta no aparezca bien redondeada por lo que podría ser holgazanería pura. En ese sentido, todas las persecuciones discretísimas de los sospechosos, literalmente a 50 metros de distancia, han resultado bochornosas, por no hablar de la ausencia de localizaciones a través de móvil, la torpeza de algunos interrogatorios o algún error de racord. También hemos visto tensiones amorosas que no han aportado nada (como la de los mismos protagonistas), tensiones familiares que tampoco han aportado nada (la de Lluís Homar con Yon González) y por supuesto alguna escena lacrimógena de más (la separación de los hermanos en el capítulo 7).

Pero sobre todo ‘Bajo sospecha’ ha sido finalmente decepcionante porque después de una serie de episodios vibrantes y tensos, que no me importa reconocer que me han mantenido con el corazón en un puño, ha ofrecido un último episodio aburridísimo, compuesto en su mitad y de manera completamente insólita, por una reconstrucción con muchísimas imágenes -demasiadas- que ya habíamos visto. ¿Es esta la mejor forma de crear tensión, mantener enganchada a la audiencia y de dejar el listón alto? Al margen de que la resolución del caso no me parezca la más atractiva para un fan del género (¡queremos un retorcido villano!), con un resumen semanal de varios minutos sobre lo acontecido anteriormente, toda la reconstrucción masticadísima de esta última entrega sobraba de manera muy clara.

Y es una pena porque el perfil de algunos de los personajes, capitaneado por Alicia Borrachero, era atractivo, en algunos casos con inesperados intereses y vínculos ocultos a los que responsabilizar de haber mantenido en tensión a un sólido 19% de la audiencia. Da la impresión de que con muy poco esfuerzo más, pueden lograr algo serio. Ojalá guionistas y productora tomen nota de los fallos para la nueva tanda de capítulos y la serie avance más hacia el «pleasure» que hacia lo «guilty». 6.

Muere Percy Sledge

0

percy-sledge-Percy Sledge, intérprete de una de esas canciones de soul que conoce todo bicho viviente, ‘When a Man Loves a Woman’, ha muerto en su casa de Louisiana a los 73 años. Ha sido su representante Steve Green quien ha confirmado la muerte a ABC News. Percy Sledge, que había sido enfermero de joven, padecía cáncer.

‘When a Man Loves a Woman’ fue top 1 del Billboard Hot 100 durante 1966 y tuvo un repunte de fama durante los años 80 gracias a un anuncio de Levi’s en Reino Unido, y durante los 90 tras su inclusión en una película.

Otros temas de Percy Sledge que alcanzaron el top 40 después de su megahit durante los años 60 fueron ‘Warm and Tender Love’, ‘It Tears Me Up’ y una revisión de ‘Love Me Tender’. En 1968 se quedaría a las puertas del top 10 ‘Take Time To Know Her’.

Empress Of estrena ‘Water Water’

1

Empress Of fue una de nuestras artistas revelación recomendadas para 2013, pero todavía seguimos esperando su debut, que no llegará hasta finales de este verano, de mano, eso sí, de XL. Hemos escuchado en estos dos años a la artista incluso cantar en castellano, pero parece que su gran apuesta será este ‘Water Water’ que estrena ahora como avance de ese largo y que la sitúa cercana a los sonidos de The Knife o Kate Boy.

Rihanna samplea a Florence + The Machine

4

Hace tiempo se supo que Rihanna había registrado una canción llamada ‘A Night’ en cuyos créditos aparece Florence + The Machine. Según Spin, será un sample de ‘Only If For a Night’, un tema de la artista británica que aparecía en ‘Ceremonials‘. La noticia parece medio confirmada a través de un nuevo anuncio de Dior en el que aparece Rihanna mientras suena Florence de fondo.

Como veis, sigue la misma norma de conocer el próximo disco de Rihanna a través de cachitos.

Pet Shop Boys, en el Festival Tres Sesenta Pamplona

2

pet shop boysPet Shop Boys han anunciado otra actuación más en España. Además de en Contempopránea y el Festival Pedralbes, el dúo británico actuará también en la cuarta edición del Festival Tres Sesenta de Pamplona, que tendrá lugar los días 5, 6 y 7 de junio en la Ciudadela de dicha ciudad. Pet Shop Boys presentarán por supuesto su último álbum, el notable ‘Electric‘.

Junto a ellos, han sido confirmados también Buzzcocks, Mi Capitán, Reina Republicana y Icer Company. Todos estos artistas se suman a los ya anunciados Supersubmarina, Loquillo, Is Tropical, León Benavente y Arizona Baby. Más info, aquí.

Dominique A / Éléor

4

eleorSi ‘Vers Les Lueurs‘ (2012) ya era, en cierta medida (sobre todo en comparación con su esquivo precedente, ‘La musique’), un regreso de Dominique Ané a su particular expresión de chanson con rock contemporáneo, ‘Éléor’ parece confirmar que el de Nantes ha retomado los patrones más clásicos de la canción francófona para entregar su álbum más rotundo y convincente desde el excelente ‘Auguri‘. También el más comercial, sin duda, y eso le está valiendo ciertas críticas por resultar cómodo o predecible en exceso. Parece que, para un artista que con frecuencia ha buscado transgredir estilos y convenciones, no arriesgar es un riesgo.

‘Éléor’ es, a su manera, un disco de estándares. Es como si Dominique A, por fin, se hubiera decidido a hacer el disco de pop rock asequible que muchos esperábamos de él, su colección de canciones más redonda. Como si, en 1998, Dominique A diera un golpe de timón a su nave, dibujando una fascinante elipse en la que ha pasado por etapas más post-rock, más electrónicas o más introspectivas, pero que ha ido recobrando su deriva de manera natural, automática. Efectivamente, los viajes, el mar, islas y océanos, han sido un elemento inspirador para casi todas estas canciones. Como si quisiera homenajear a su padre, profesor de historia y geografía, Ané sitúa las historias y los personajes de ‘Éléor’ en tiempos y espacios remotos, valiéndose de su fuerza poética y reinterpretándolos desde la imaginación.

Con él viajamos a la minúscula isla danesa de Elleore (un microrreino de 0,015 km2 y unos 12 habitantes), al punto más meridional de la isla de Groenlandia, a Canadá, a la Rusia de Brézhnev y a la de Gorbáchov (‘Une Autre Vie’), a Nueva Zelanda, a los USA de la Gran Depresión (‘Oklahoma 1932’) y hasta una imaginaria escena ante un paso de Semana Santa más propia de Fellini que de Berlanga. Esos lugares y tiempos inspiran fantasías poéticas en las que sitúa personajes extraviados, que anhelan amor o que se aferran al que tienen, por ingrato que sea, como único asidero vital; que idealizan parajes desconocidos o que otorgan voluntad y alma a elementos de la naturaleza; que rememoran el miedo del pasado desde un presente decepcionante.

Todo ese bonito marco lírico se acompaña esta vez, como apuntábamos, de composiciones sencillas y redondas, plenas de inmediatez, en el que es, a buen seguro, su disco más pop y clásico. Con un escueto formato de trío, formado con el bajista norteamericano Jeff Hallam y su fiel batería Sacha Toorop, y su voz (esa inconfundible voz, aquí dulce y arrulladora) como guía, Dominique rehúye de lo intrincado, con arreglos de coros y teclados bonitos y amables que, solo ocasionalmente, se engalanan con discretas cuerdas. Cada corte -de la bella quietud de ‘Éléor‘, ‘L’Océan’ y ‘Au Revoir Mon Amour‘ (tema compuesto junto a su pareja, la también intérprete Laetitia Velma, y clara cumbre del álbum) a la intensidad melancólica de ‘Par Le Canada’, ‘Cap Farvel’, ‘Central Otago’, ‘Passer Nous Voir’ o ‘Une Autre Vie’- lleva su sello, esa evocadora fuerza expresiva que le ha distinguido siempre, fruto de tamizar jazz, rock y chanson en una sola expresión. Ocurre que, aun teniendo su indeleble marca, ‘Éléor’ se sitúa tan en los cánones de la chanson que no cuesta imaginar estos temas reinterpretados por Aznavour, Brassens, Biolay o Fontaine, indistintamente. Puede que sea un signo de docilidad, sí, pero también de la innegable grandeza que ha alcanzado Dominique A como autor.

Calificación: 8/10
Lo mejor: ‘Au Revoir Mon Amour’, ‘Cap Farvel’, ‘Éléor’, ‘Passer Nous Voir’, ‘Par Le Canada’.
Te gustará si: siempre has ansiado que Dominique se dejara llevar por el pop.
Escúchalo: En Spotify

Converse Make Noise anuncia sus horarios

0

make noiseEl festival cazatalentos Converse Make Noise, cuyos cinco ganadores conocíamos hace unas semanas (ellos son Baywaves, Cala Vento, Full Frontal Nudity, JΔYEEM y Redthread), ha anunciados los horarios y localizaciones para su edición de este año, que se celebra el próximo 25 de abril en varios espacios de Barcelona. Compartirán cartel con estos artistas noveles grupos como El Último Vecino, Niño, Jupiter Lion o Power Burkas, entre otros. Esta es la programación completa:

Converse Space BCN

12:45 Redthread
13:30 Baywaves
20:00 El Último Vecino

Mutuo

13:00 JΔYEEM
13:45 Niño

Lupita

17:00 Pane
18:00 Cala Vento

Resa

17:00 Fur Voice
18:15 Glue Kids

Discos Paradiso

17:30 Mans O (DJ Set)
19:00 Abu Sou (DJ Set)

Miscelanea

19:00 Rosella Carmesí
20:00 Ghostly Enemies
21:15 Sunny Graves

Freedonia

18:30 Brut
19:30 Black Islands

La [2] de Apolo

22:30 Full Frontal Nudity
23:15 Jupiter Lion

Sidecar

22:30 Grushenka
23:45 Power Burkas

Programación_MakeNoise2015_72dpiRGB

Lauryn Hill y Kendrick Lamar, al Cruïlla 2015

4

Lauryn+HillEspléndidas noticias para los fans de Lauryn Hill. La artista, autora del legendario ‘The Miseducation of Lauryn Hill’, y que hace poco entregaba nueva música en forma de canción protesta, es una de las incorporaciones definitivas al festival Cruïlla Barcelona 2015, que se celebrará los días 10, 11 y 12 de julio en el Parc del Fòrum.

Por si fuera poco, otra de las estrellas anunciadas es Kendrick Lamar, el rapero más prestigioso de la actualidad tras la edición del que muchos consideran ya una de las obras capitales de la historia del hip-hop, ‘To Pimp a Butterfly’.

Se suman al cartel también, de manera destacada, Emeli Sandé, que imaginamos presentará la continuación de su exitoso ‘Our Version of Events‘; Aloe Blacc, CocoRosie, autoras hace un par de temporadas del fantástico ‘Tales of a GrassWidow‘; Guadalupe Plata, que acaban de sacar disco, o Coriolà, que presentarán su recomendable álbum debut.

Completan la programación Dub Inc., Vintage People, Milky Chance, Osibisa, Zuco 103, Archive, Kiril Djaikovsky feat. Tk Wonder, Diana Fuentes, Birth Of Joy, Els Catarres, Ferran Palau, Furguson, El Puchero del Hortelano, Los Granadians, Miquel Serra, Gramophone Allstars, Anna Roig i L’ombra de ton chien y Línia Maginot i Los Retrovisores.

Todos estos artistas se suman a los ya confirmados Franz Ferdinand & Sparks, Of Monsters and Men o Capital Cities, entre muchos otros. Más información, en la página del festival.

De Bona Nit Barcelona a Buenas Noches Madrid

0

kakkmadafakakBona Nit Barcelona se traslada del Poble Espanyol a Glòries, con KAKKMADDAFAKKA como cabeza de cartel. El acceso será gratuito (previa descarga de la invitación en la web del festival) y abierto a público de todas las edades, con un aforo de 8.000 personas. Más info, aquí.

Además, Bona Nit Barcelona también se celebrará en Madrid. Esta es la nota de la organización: «tras un par de años buscando los artistas y el recinto adecuado, nos hemos lanzado a la piscina con el Buenas Noches Madrid, un festival de formato similar al barcelonés que tendrá lugar tres días antes (el miércoles 15 de julio) en el jardín botánico de la Universidad Complutense de Madrid dentro de la programación del Madgarden. Y lo haremos manteniendo aquellos elementos que conforman la filosofía del festival: en un recinto natural de 50.000 m2 que alberga más de mil especies vegetales, con un cartel artístico de primera línea que ha preparado un show irrepetible para la ocasión, en un ambiente distendido y con aforo limitado que permite disfrutar de la música de cerca, minimizando nuestro impacto en el medio ambiente, en horario de tarde y adaptado para público de todas las edades, y en definitiva implicando a los asistentes en una experiencia que va mucho más allá del plano meramente musical».

En Madrid estarán Kakkmaddafakka y Erlend Øye & The Rainbows, entre otros. Detalles, aquí.

Nuestra reseña de Bona Nit Barcelona 2014 aquí.

Budweiser Low Festival On Tour: 15 fechas en 8 ciudades

0

lbq-poderesLa Bien Querida, Grises, Les Ton Ton Macoutes y Kokoshca son los nuevos nombres que cierran el line-up de la gira Budweiser Low Festival On Tour, que recorrerá ocho ciudades de España a lo largo de 15 fechas.

Tras anunciar las fechas de la gira el pasado 4 de marzo, así queda el line-up completo: La Bien Querida, Crudo Pimento, The Legendary Tigerman, Grises, J.C. Satàn, The Saurs, Help Me Devil, Nelson Can, The Lizards, La Moto de Fernan, Islas Marshall, Les Ton Ton Macoutes, Kokoshca, Little Cobras, Charm Bag y dePiramide.

La gira arranca el próximo 22 de abril con los franceses J.C.Satàn y La Moto de Fernan. El tour llevará a dieciséis bandas a lo largo de quince fechas presentes en ocho ciudades de España. La entrada a los conciertos será gratuita para los poseedores del abono Low Festival 2015. Se descargan las invitaciones aquí.

ABRIL
22 de abril / BARCELONA/ Sidecar: J.C. Satàn + La Moto de Fernan
23 de abril/ ALICANTE/ Stereo: J.C. Satàn + La Moto de Fernan
24 de abril/ MADRID/ Independance Club: J.C. Satàn + La Moto de Fernan
25 de abril/ PAMPLONA/ Sala Totem: J.C. Satàn + Grises + Kokoshca + La Moto de Fernan
26 de abril/ ZARAGOZA/ La Lata de Bombillas: J.C. Satàn + La Moto de Fernan

MAYO
6 de Mayo/ BARCELONA/ Sidecar: Nelson Can + The Lizards
7 de Mayo/ ALICANTE/ Stereo: Nelson Can + DePiramide
8 de Mayo/ CARTAGENA/ Budokan: La Bien Querida + Nelson Can
9 de Mayo/ CÁDIZ/ Supersonic: Nelson Can + Little Cobras
10 de Mayo/ MADRID/ Copérnico: La Bien Querida + Nelson Can

JUNIO
10 de Junio/ SEVILLA/ Holländer: The Legendary Tigerman + Charm Bag
11 de Junio/ MADRID/ Independance Club: The Legendary Tigerman + Help Me Devil + Islas Marshall
12 de Junio/ ALICANTE/ Stereo: The Legendary Tigerman + Crudo Pimento
13 de Junio/ VALENCIA/ Wah-Wah: The Legendary Tigerman + Les Ton Ton Macoutes
14 de Junio/ BARCELONA/ Sidecar: The Legendary Tigerman + The Saurs

Mariah Carey anuncia nuevo recopilatorio, ‘#1 to Infinity’

7

mariah careyMariah Carey ha anunciado su nuevo recopilatorio de números 1, ‘#1 to Infinity’, el que preparaba de cara a su debut como residente en Las Vegas. El disco, cuya portada emula la del primer recopilatorio de números 1 de Carey, ‘#1’, incluirá los 18 tops 1 que ha conseguido Carey a lo largo de su exitosa carrera en Estados Unidos, desde los más antiguos como ‘Vision of Love’ hasta los más recientes como ‘Touch My Body’, además de un tema nuevo, ‘Infinity’, que podremos escuchar el 27 de abril.

Este lanzamiento, que sucede al estupendo ‘Me. I Am Mariah… The Elusive Chanteuse‘ (probablemente uno de los descalabros comerciales más injustos de los últimos años en el mundo del pop), sin duda amenaza de nuevo con reabrir el debate sobre la importancia real de los números 1 en la carrera de un artista de éxito y, en particular, en la carrera de Carey, que pese a su modesto éxito en Europa, sobre todo en los últimos años, sigue siendo descrita en las notas de prensa como «estrella mundial». ¿Cuántos hits de este disco recuerdas de verdad?

La portada, por otra parte, ha abierto un debate sobre el uso desmesurado de Photoshop hasta en El País.

‘#1 to Infinity’:

1. “Vision of Love” (4 semanas, 1990)
2. “Love Takes Time” (3 semanas, 1990)
3. “Someday” (versión MTV Unplugged) (2 semanas, 1991)
4. “I Don’t Wanna Cry” (2 semanas, 1991)
5. “Emotions” (3 semanas, 1991)
6. “I’ll Be There” (featuring Trey Lorenz) (2 semanas, 1992)
7. “Dreamlover” (8 semanas, 1993)
8. “Hero” (4 semanas, 1993)
9. “Fantasy” (Bad Boy Fantasy featuring O.D.B.) (8 semanas, 1995)
10. “One Sweet Day” (featuring Boyz II Men) (16 semanas, 1995-1996)
11. “Always Be My Baby” (2 semanas, 1996)
12. “Honey” (3 semanas, 1997)
13. “My All” (1 semana, 1998)
14. “Heartbreaker” (featuring Jay-Z) (2 semanas, 1999)
15. “Thank God I Found You” (featuring Joe & 98 Degrees) (1 semana, 2000)
16. “We Belong Together” (14 semanas, 2005)
17. “Don’t Forget About Us” (2 semanas, 2005)
18. “Touch My Body” (2 semanas, 2008)
19. “Infinity” (2015)

Madonna añade segundo concierto en Barcelona

15

Madonna-Rebel-HearBarcelona también tendrá segundo concierto de Madonna presentando el notable ‘Rebel Heart‘. Será el próximo 25 de noviembre (un día después del show original), lógicamente en el mismo Palau Sant Jordi. Las entradas saldrán a la venta este 28 de abril a las 10 de la mañana.

Madonna ha sido noticia en los últimos días por estrenar su nuevo vídeo, ‘Ghosttown‘, realizar una de las mejores performances de su carrera al llevar a la tele ‘Bitch I’m Madonna‘, y por besar a Drake en una aparición sorpresa en Coachella. Drake acaba de declarar por tercera vez a través de su Instagram que está encantado de haber “besado a la reina”.

Franz Ferdinand y Sparks estrenan ‘Johnny Delusional’

0

unnamed (98)Franz Ferdinand y Sparks se han embarcado en un proyecto conjunto que dará lugar a un disco y una gira que recalará en el FIB y en Cruïlla. Ya habíamos escuchado el tema ‘Piss Off‘ y ahora es el turno de conocer el que abrirá el disco de este proyecto, llamado FFS. Se trata de ‘Johnny Delusional’, una animada canción de tres minutos llena de retazos glam setentero. Por algo se considera el single oficial tras el adelanto.

El álbum sale el 8 de junio.

Mumford & Sons y Ben Gibbard critican duramente Tidal

3

mumford and sonsPuede que Mumford & Sons, autores de ‘Babel‘ y, próximamente, de un nuevo disco titulado ‘Wilder Mind’ a la venta el 4 de mayo y del que ya hemos oído cortes como ‘The Wolf‘ o el hit ‘Believe’, sea una de las bandas británicas con más proyección y más exitosas comercialmente del momento, pero eso no les ha impedido, como Lily Allen o Marina and the Diamonds, ser duramente críticos con Tidal, el nuevo servicio de streaming en alta fidelidad de Jay-Z.

En declaraciones a Daily Beast, uno de los miembros del grupo, Winston Marshall, ha declarado que los artistas tras este servicio son «unos jodidos plutócratas de la nueva escuela», mientras su líder, Marcus Mumford, ha asegurado que son los artistas noveles los que deberían recibir más beneficios de Tidal y no los más ricos, defendiendo que «las bandas pequeñas tienen más oportunidades en la industria hoy en día que antes porque no necesitan un contrato discográfico para que el mundo escuche su música. «[El streaming]», indica, «ha democratizado la industria musical».

Marcus asegura además que no está de acuerdo con la actitud de Taylor Swift en relación a Spotify y que los artistas han de adaptarse a los nuevos tiempos. «La música está cambiando», añade, «así es cómo la gente escucha música ahora, con el streaming. Como grupo, tienes que diversificarte. No significa que vendas tus canciones a la publicidad». El músico concluye: «solo queremos tocar música; no deseo asociarme con Spotify, Beats, Tidal o cualquier otra cosa. Queremos que la gente escuche nuestra música de la manera más cómoda posible y si no está dispuesta a pagar por ella, me da lo mismo».

En la misma línea se ha pronunciado Ben Gibbard, que ha dicho que si él fuera Jay Z, habría llamado a otra gente. «Habría llamado a artistas underground e independientes y le habría dicho a la gente: «Estos son los artistas que están luchando por ganarse el pan en la industria de hoy. Mientras que otros servicios de streaming pagan 15 céntimos por «x» cantidad de streamings, en Tidal pagaremos esto»». Ese tendría que haber sido el discurso según Ben Gibbard, que dice que Tidal son solo «un montón de multimillonarios quejándose de que no ganan suficiente dinero».

Justin Bieber, expulsado de Coachella

11

bieberboyfriendJustin Bieber acudió a Coachella aunque no se le esperaba, como tampoco a Katy Perry o a Madonna, consolidando la tradición de las macroestrellas del pop de Norteamérica de acudir a este festival.

El caso es que en un momento dado, el equipo de seguridad de Coachella negó a Justin Bieber y a su equipo el acceso a la zona VIP porque estaba demasiado llena, por lo que le indicaron que tendría que abandonar el festival o mezclarse con el público normal. Justin contestó que no podía estar con el público normal porque iba a ser asediado y aseguró que Drake le había invitado personalmente al concierto, por lo que no estaba dispuesto a irse.

Según informa TMZ, un empleado de Coachella sí le permitió la entrada, custodiándole hasta la zona de Drake, pero un miembro de seguridad le agarró del cuello entonces y le ordenó abandonar el festival. Fuentes aseguran a este medio que el equipo de Bieber abandonó voluntariamente llegados a este punto, valorando en estos momentos tomar acciones legales contra los responsables de seguridad.

Clásicos Que Nunca Lo Fueron: ‘Satisfied Mind’ de The Walkabouts

3
satisfied-mind

Título: ‘Satisfied Mind’
Artista: The Walkabouts
Sello: Glitterhouse / Sub Pop (1993)

Pronto hará dos años de la primera entrega de esta sección, y ya en aquel primer artículo había una mención al disco que hoy nos ocupa, incluyendo una velada promesa de que le dedicaríamos su propio artículo en algún momento. Pasado todo este tiempo la revista Mojo (en su longeva sección “Buried Treasure”) se nos adelantó hace pocos meses, con participación de los propios Walkabouts incluida. Pero JNSP no iba a ser menos, así que aquí está nuestra revisión de este magnífico clásico oculto, también con declaraciones cortesía de los encantadores Chris y Carla (foto 1), quienes también nos han facilitado las fotografías inéditas de la grabación que ilustran este texto.

Los primeros 90 fueron un momento de cambio para ese cajón de sastre que casi nadie llamaba todavía Americana. En su vertiente más puramente country, muchos artistas empezaban a desintoxicar sus grabaciones del sonido ochentero que tan mal había sentado a sus discos, y empezaban a aparecer pepitas de oro de sonido renovadamente orgánico como el ‘Cowgirl’s Prayer’ de Emmylou Harris (1993) o el ‘American Recordings’ de Johnny Cash (1994). Además, comenzaban a surgir nuevas voces con un planteamiento de total regeneración, como por ejemplo Iris DeMent (‘Infamous Angel’, 1992), basado en una recuperación exquisita de la tradición. Paralelamente, en la vertiente alternativa (o alt country) del sonido Americana, la publicación del ‘No Depression’ de Uncle Tupelo en 1990 abrió las mentes a infinidad de bandas que lentamente se irían decidiendo a recuperar sonidos tradicionales americanos mezclándolos con el espíritu country hippy de Gram Parsons, del “cowpunk” de los 80, y del rock alternativo de los 90. Además no hay que olvidar la importancia -cronológicamente previa- del debut de los Jayhawks en el 86, el de Lucinda Williams en el 88, o de discos como las ‘Trinity Sessions’ de los Cowboy Junkies. Para el 93 ya tenemos el primer disco de Palace (el proyecto de Will Oldham) o el de Blue Rodeo. Lambchop o Vic Chesnutt estaban a la vuelta de la esquina, al igual que el primer número del fanzine ‘No Depression’ (1995). Algo estaba echando a andar.

Carla

Se entiende por lo tanto la influencia que sobre tantos grupos de Americana tuvo ‘Satisfied Mind’: es un disco pionero, aparecido en un momento clave, y además uno de los más radicales en su planteamiento casi totalmente acústico. Hecho curioso, teniendo en cuenta que los discos anteriores de los Walkabouts (publicados en el sello arquetipo del grunge, Sub Pop) eran hermosos ejercicios de electricidad. Pero ya algunos temas de su álbum anterior (‘New West Motel’) parecían apuntar totalmente en esta nueva dirección. En cualquier caso, en invierno de 1993 los Walkabouts sorprendieron a propios y extraños con un disco de portada vintage, fotos del grupo en blanco y negro y canciones recubiertas de un tono deliciosamente sepia. Inicial (e irónicamente) fue lanzado sólo en Europa, gracias al apoyo del sello alemán Glitterhouse, que de hecho costeó su producción. En su interior, 13 versiones excelsas, en una interesante e inteligentísima selección de clásicos de country nada obvios y -aún más interesante- de canciones con potencial de ser interpretadas en ese estilo. Chris Eckman (foto 2) nos confirma que en las sesiones de ‘New West Motel’ estuvo el germen de este nuevo disco (grabado tan sólo diez meses después): “la conexión ocurrió al grabar las caras b de ‘New West Motel’, que incluían una canción de Tom Waits y un viejo espiritual que titulamos ‘Prisoner of Texas‘. Cuando Reinhard -el dueño de Glitterhouse- oyó esas dos canciones nos dijo: «¿por qué no grabáis un disco entero así?». Aceptamos inmediatamente. Así que en cierto modo el álbum ni siquiera fue idea nuestra…”

Chris

Satisfied Mind’, cantada por Chris, es el primer tema, y establece elocuentemente la línea estilística del resto del disco: ritmos a medio tiempo con escobillas, un piano celestialmente lánguido, armonías a lo Parsons-Harris, y una gloriosa guitarra pedal steel, instrumento que dice “Nashville” de manera tan explícita que pocas bandas de alt country se habrían atrevido con él a esas alturas de los 90. Sin embargo los Walkabouts no tenían este problema, y varias de las mejores piezas de este disco son embellecidas por dicho instrumento. De hecho, tras esta versión del tema que popularizó Porter Wagoner, llega, envuelta de nuevo en ese instrumento, la sublime versión de ‘Loom of the Land’ de Nick Cave:

La original de Cave, de su excelente ‘Henry’s Dream’, es por supuesto una maravilla gótico-crepuscular, pero la versión de los Walkabouts redobla esas cualidades cambiándola a un compás de “shuffle” tan propio de la música country, y revistiéndola de una melancolía infinita, de nuevo gracias al pedal steel y el piano de Glenn Slater. La voz de Carla Torgerson no había sonado tan tierna y dramática en toda la historia del grupo. Toda la canción respira un aire natural, sencillo, con esa batería sin adornos ni efectos (preciosa puntuación de timbales secos), mientras las guitarras y la mandolina añaden pequeños detalles siempre al servicio de una atmósfera única, perfecta para ese relato ambiguo e inquietante sobre una pareja que recorre el “telar de la tierra”, ella con un cuchillo en el bolsillo, a través del “extremo más sucio del invierno”. Sobre el enfoque tan naturalista en el sonido, Chris comenta: “No fue difícil lograrlo. Lo hicimos tan rápido que no dio tiempo a joder el sonido. A Kevin Suggs (foto 3), el ingeniero, le corresponde el mayor mérito. Fue uno de los primeros álbumes que grabó y creo que su estética sonora se debió en parte a su inexperiencia. Si optas por la sencillez evitas problemas”.

Kevinsuggs_IvanKral

Sigue otra versión contemporánea, la de ‘The River People’ de Robert Forster, en la que los Walkabouts de nuevo demuestran su talento para, mediante un cambio casi imperceptible, insuflar a una canción una vida nueva. En este caso cambiando la tonalidad de los acordes de mayor a menor, transformando así el tono de onírica calma de la original en algo mucho más taciturno, pero a la vez añadiendo un tempo furioso, armónicas afligidas, y como propina la inconfundible mandolina de Peter Buck de R.E.M.. El resultado es una canción totalmente distinta y totalmente brillante. Preguntados por tan inspirados cambios, nos responden algo fascinante. Carla: “Una buena regla cuando escoges versiones es o bien que la canción te encaje como un guante o elegir una con algún resquicio de imperfección, que deje algo de espacio para tu propia interpretación”. Chris: “Debes buscar canciones fluidas y en cierto modo inacabadas. Cuando haces una versión es conveniente alejarte de las canciones perfectas, que ya tienen su versión perfecta. ‘Loom of the Land’ es así. Una canción menor en el canon de Nick Cave, que deja al intérprete posibilidades abiertas. Alguien que pretendiese hacer una versión de ‘Waterloo Sunset’ de los Kinks estaría loco. ¿Cómo enfrentarte a una perfección tan profunda?”. Respecto a los cambios de acorde en ‘The River People’ Chris añade: “otra regla de oro: nunca llegues a aprenderte del todo la canción, tócala como crees que debería sonar. ‘The River People’ fue justo así. Parecía que tenía que estar en tonalidad menor, dado el contenido de la letra”.

En una espiral ascendente e imparable, la tercera canción es todavía mejor: una versión de ‘Polly’ de Gene Clark. De nuevo un tema relativamente menor, una joya oculta que los Walkabouts interpretan con reverencia y hermosura, en la que es quizá la mejor interpretación vocal de Carla de todo el disco, esa canción que -precisamente- le encaja como un guante. El compás de vals country, tocado con calculada quietud, es simplemente perfecto. Chris: “desde luego, en ‘Satisfied Mind’ aprendimos a tocar de otra manera. Ralentizamos la forma de tocar, y aprendimos la belleza que aporta dejar espacio en los arreglos”.

Carla: “Nos pusimos el reto de grabar prácticamente sólo con instrumentos acústicos. Resultó ser más interesante de lo que habíamos previsto. Grabar con ellos es difícil porque cualquier ruido o pequeña imperfección se oye mucho”.

La sección final de la cara A se beneficia de la aparición del violín de Clayton Park. Carla: «Mejoró esas tres canciones inmensamente». La primera, ‘Buffalo Ballet’, es una exquisita versión de John Cale, otra joya desenterrada gracias al privilegiado olfato del grupo, incluyendo además un nuevo cambio (a mejor) de acordes. El violín efectivamente aporta muchísimo encanto a un tema sencillamente embriagador.

En ‘Lover’s Crime’ Park se pasa al violín eléctrico. Carla: “Tocó de forma especialmente frenética, elevando la canción a la estratosfera”. Se trata de una canción no muy conocida de Peewee Maddux (menos aún en la era pre-Youtube y pre-Internet) en la que regresa la voz de Chris Eckman como solista: “la conocíamos por un disco de «murder ballads» de la Biblioteca del Congreso, probablemente grabado por Alan Lomax”. Una vez más el grupo no se contenta con reproducir el original y aporta un ominoso ritmo marcial, el violín electrizante antes señalado, y órgano Hammond. Una escalada rítmica que culmina con el final de la cara A, la bulliciosa ‘Shelter for an Evening’, versión inesperada y maravillosa sobre un original de Gary Heffern, del grupo punk The Penetrators, que en solitario se dedicó a hacer discos de country y folk. Chris: “la sacamos de su disco ‘Bald Tires in the Rain’” (toda una rareza que no encontrarás en Discogs ni en Youtube). Los Walkabouts convierten el lánguido vals de la original en una deliciosa pieza de juerga country, de nuevo con ambas voces en armonía a lo Parsons & Harris (o Cash & Carter).

Tras el frenetismo, la cara B no podría abrirse de manera más sublime, con una canción ya de por sí bellísima: ‘Dear Darling’. El original aparecía en el único y legendario LP de Mary Margaret O’Hara, ‘Miss America’ (1988), una joya escondida de country etéreo y de resonancias cristalinas, al que quizá en el futuro dediquemos un merecido artículo en esta sección. Los Walkabouts se declaran fans de la excéntrica O’Hara. Carla: “Es un disco aparte de todo lo demás, una compositora brillantísima”. Chris: “sigo oyéndolo de cuando en cuando y me sigue maravillando como la primera vez. Hay tanto misterio y emociones personales en esas canciones… hizo el disco perfecto y después desapareció. ¿Por qué no? A algunas personas no les hace falta decir algo más que una vez”.

Con parecida concisión, los Walkabouts concluyen la canción en dos minutos y medio, que incluyen una soberbia guitarra slide acústica a cargo del gran Terry Lee Hale, acompañando a la única canción sin batería de todo el disco. Chris: “es un buen amigo. Trabajó duro para regalarnos algo muy especial en esa canción”. Con poco más que un vibráfono y un dobro, ‘Dear Darling’ es todo espacios y sutileza.

La mágica secuencia de canciones continúa con ‘Poor Side of Town’, de Johnny Rivers, en otro magistral ejercicio de transposición estilística: el original, una pieza de crooner pop orquestado de mediados de los 60, es desnudado hasta revelar su esqueleto de canción folk, y de nuevo virado hacia las tonalidades ocres del acorde menor. Junto con ‘The River People’ es la canción que experimenta el cambio más sorprendente de todo el álbum. Un cambio de nuevo coherente con el tono melancólico de la letra, encarnada en un hombre que vive en el lado pobre de la ciudad y acepta resignado la vuelta de su pareja tras su aventura con otro hombre más rico: “Para mí fuiste lo más grande que este chico ha conocido / Y chica, es difícil encontrar cosas bonitas en el lado pobre de la ciudad”. Es además la última aparición de la luminosa guitarra pedal steel de Andrew Hare. Preguntados por el destino de tan misterioso músico (prácticamente es su única participación visible en un disco), Carla nos comenta: “Andrew Hare se convirtió en un pintor al óleo muy bueno, pero sigue activo musicalmente aquí en Seattle”.

‘Free Money’ de Patti Smith fue grabada, según Carla, porque “nos habíamos hecho amigos de Ivan Kral, que estaba viviendo en Seattle”. La voz de Chris preserva muy bien el tono de lamento de la original, pero aportando un tono más solemne, en perfecta simbiosis con la guitarra y sintetizador Moog que aporta el propio Ivan Kral, siguiente participante en la interesante sucesión de invitados. Carla: “Acabábamos de perder a nuestro multi-instrumentista, así que tuvimos la idea de hacer aquel verdadero desfile de estrellas para que tocasen con nosotros”. En el artículo de la revista Mojo también mencionaban una lista inicial de 40 o 50 canciones previa a la grabación del disco. Carla: “En algún momento entre la gira del ‘New West Motel’ de abril a julio de 1993 y los viajes a la costa noroeste del Pacífico que solían inspirarnos, Chris y yo empezamos a escoger canciones favoritas nuestras (y artistas) que queríamos homenajear”. Chris: “Para serte sincero, a estas alturas no recuerdo ya qué más había en aquella lista, a excepción de ‘Next Time Around’ de Sandy Denny y ‘Time to Ring Some Changes’ de Richard Thompson. Y no, no hay descartes, no dio tiempo a grabar nada más”. Qué bonito habría sido que el disco hubiese tenido esa ramificación hacia el folk inglés moderno, ¿verdad?

El trío final de temas consiste en una canción de Charlie Rich emparedada por dos bellísimas piezas que hizo populares la Carter Family. La primera de ellas es ‘The Storms Are on the Ocean’, ralentizada y oscurecida a tonos menores respecto a la original, un éxito con temática de emigrantes de 1927. En otro ejercicio de menos es más, un simple timbal de ritmo funerario acompaña a guitarra, voz (tierna y apesadumbrada a la vez) y una espléndida guitarra lap steel a cargo de otro habitual del sello Glitterhouse, Larry Barrett. Carla: “Era un querido amigo, falleció en 2014. En el disco nos ayudó con mandolina, lap steel y banjo. Tuvimos la suerte de que nos acompañase en dos giras europeas”.

‘Feel Like Going Home’ es quizá la composición más conocida de todo el disco, un éxito de Charlie Rich de 1973 que volvió a serlo a cargo de The Notting Hillbillies en 1989. Para su versión los Walkabouts invitaron a Mark Lanegan de los Screaming Trees (foto 4), que hizo dúo con Carla Torgerson (sin aportar, en mi opinión, nada que Chris Eckman no habría podido hacer). Se podría decir que esta colaboración orientó a Lanegan en la dirección en la que finalmente establecería su estilo, porque su música en solitario hasta ese momento tenía componentes acústicos pero nada de sonido Americana, cosa que cambiaría con el siguiente a esta grabación.

marklanegan

‘Will You Miss Me When I’m Gone’ cierra esta maravillosa colección de versiones. Era un tema tradicional que popularizó en 1928 la Carter Family, liderada por esa música maravillosa y tremendamente influyente, Maybelle Carter, alguien que de no haber sido mujer tendríamos presente día sí y día también, como si se tratase de Hank Williams o Johnny Cash. En un último giro genial, el grupo consigue una vez más coger algo que era maravilloso en su origen (esas armonías de viejo folk, esos compases maravillosamente irregulares) y darle un color diferente. También con bellas armonías, pero distintas. ¿Aún más bonitas que en la original? Se podría argumentar. Y acompañándoles bellamente con su dulcémele de los Apalaches, Pete Buck (foto 5). Un final arrebatador, como una vieja fotografía borrosa en blanco y negro que súbitamente cobra nitidez, cerrando el círculo con una referencia a los orígenes estilísticos del Americana.

‘Satisfied Mind’ abrió una veta completamente nueva en el sonido de los Walkabouts, que florecería (en mi opinión) cuatro años después, en su espléndido ‘Nighttown’. Chris: “Ciertamente fue así”. El grupo sigue en activo en la actualidad, publicando discos siempre interesantes, que probablemente merecerían mucha más atención.

Kevinsuggs.PeterBuck

The Black Eyed Peas estrenan tema con David Guetta

11

blackeyedpeasAunque desde 2011 habíamos tenido un merecido descanso de The Black Eyed Peas, el grupo ha anunciado que volverá muy pronto. Sin ir más lejos, este fin de semana aprovechaban el set de David Guetta en Coachella para estrenar un nuevo sencillo que les ha producido el francés. La canción se titula ‘This Is Awesome’ y será el primero de una serie de sencillos que planea publicar la formación, que ha avanzado, a través de will.i.am, que no sacará discos porque son “una pérdida de tiempo”. Este nuevo tema, que en su presentación en directo no contó con Fergie, saldrá a la venta en las próximas semanas para conmemorar los 20 años del grupo.

Grushenka / La insoportable levedad del ser

0

a3968326994_10Aparte de por no poder tocar en alguna sala porque dos de sus miembros son menores de edad, Grushenka son noticia por haber editado recientemente su segundo álbum en El Genio Equivocado. El propio título del mismo, el mismo de la novela más popular de Milan Kundera, o el de alguna canción como ‘Un mundo feliz’ nos recuerda también la corta edad del grupo, aún inmerso en los males del desamor y la decepción post-adolescentes. Aparecen demasiado a menudo lugares comunes como «ella pensó que sería todo rosa / poco después recogió todas sus cosas» o «son las cuatro y aún no he comido nada» en el tema que da nombre al disco, pero por otro lado es acertado el cambio del noise al jangle pop de los 80 que ha pegado el grupo desde su debut ‘Técnicas subversivas‘. En temas tan destacables como ‘Maltratarse y asustarse‘, ‘Viaje lisérgico’, ‘No queremos verte más’ o ‘La belleza interior’, por punteos y teclados parece que estuviéramos escuchando a uno de los grupos menos twee de Sarah Records, o a la banda fan de este mismo sello, The Drums. No hay que dejar pasar que el disco ha sido escrito, grabado, producido y masterizado por el líder Xavier Friedrich y esa es parte de la gracia: a pesar de algún punto demasiado amateur (los coros en la orquestada ‘Nueva era existencial’), es fácil imaginar a los que disfrutan del encanto del mítico sello británico haciéndolo también de temas como ‘El eterno retorno’ o del necesario crescendo -después de un par de baladas- de la final ‘Un mundo feliz’.

Calificación: 6/10
Lo mejor: ‘Maltratarse y asustarse’, ‘Viaje lisérgico’, ‘El eterno retorno’, ‘Un mundo feliz’
Te gustará si te gustan: Los Planetas, The Drums, Orange Juice, Sarah Records
Escúchalo: En Spotify