Inicio Blog Página 1659

Los actores de Tarantino «cantan» ‘Like a Virgin’

1

Madonna se quedó sin que Tarantino dirigiera un vídeo para ‘Gang Bang’ porque el cineasta no tenía tiempo. Sin embargo, un tema suyo fue discutido en una de las películas. Se trató de uno de los grandes clásicos de Madonna, ‘Like a Virgin’, con los personajes preguntándose si la letra trataba sobre un encuentro con un hombre que tenía una polla muy gorda. Tal cual.

Ahora el actor y director Glenn O’Neill se ha dedicado a armar la letra de ‘Like a Virgin’ como interpretada por diferentes actores de sus películas. El puzzle ha quedado así de simpático.

Os dejamos también con la mítica escena de ‘Reservoir Dogs’.

Cheryl Cole, desmadrada en Marbella

1

Cheryl Cole, ahora solo Cheryl, ha escogido la costa marbellí para poner imágenes al vídeo de su último sencillo, ese ‘I Don’t Care’ que escuchamos hace unos días.

Como si fuese una adolescente, la artista se pasa unos días de vacaciones con unas amigas y lo da todo en la cubierta de un yate, en una piscina o a la orilla de una playa. Eso sí, cuando tenemos que ponernos reflexivos, nos subimos al monte.

‘Only Human’, el nuevo disco de la británica, sale a la venta el próximo 7 de noviembre.

Santiago Auserón critica duramente al gobierno

25

SantiagoauseronSantiago Auserón se ha levantado calentito. Como muchos otros ciudadanos del país, desencantado de los que nos gobiernan, ha acudido a Facebook para desahogarse. El motivo de su indignación en concreto es la recuperación de la economía en España vendida por el equipo de Rajoy, algo que Auserón considera «mentira».

Estas han sido las palabras del mítico líder de Radio Futura:

«Anoche estuve viendo «El objetivo», programa dirigido por Ana Pastor y hoy me levanto otra vez con el viejo dolor de España en mitad del pecho. Resulta que el mensaje repetido por los miembros del gobierno como autómatas, acerca del crecimiento de la economía española en el segundo semestre, supuestamente a la cabeza de la zona euro, es directamente mentira. España creció, en efecto, un 0,6 %, pero Irlanda lo hizo un 1,5%, Portugal nos igualó, y otros cuatro países más pequeños –pero existentes– nos igualaron también o nos superaron ligeramente. ¿De qué va esta gente? ¿Han perdido toda la vergüenza? Cáritas Española y otros servicios sociales han triplicado sus demandas de ayuda y advierten de que se trata de personas –cientos de miles– de clase media que se han quedado sin empleo o sin casa recientemente, gracias a la Reforma Laboral y a las políticas bancarias. La sociedad se tiene que organizar para ayudar a toda esta gente. El testimonio de estas familias es muy doloroso. Entretanto el saqueo por parte de los listos sigue impune. Estamos haciendo el ridículo como sirvientes de una política dictada por las grandes finanzas internacionales mientras nuestra sociedad se descompone. Basta ya. Lamento mucho no poder hablar siempre de música».

Finalmente facilita un enlace a La Sexta.

El «no a las drogas» de Diplo

2

diplo-technoQue Diplo es un tío ocupado no es ninguna noticia. El productor, aparte de montarse un grupo con Skrillex y estar en los próximos discos de AlunaGeorge y Madonna, también tiene tiempo para material propio.

Y cuando hablamos de material propio, también nos referimos a cosas como este ‘Techno’, colaboración del productor con Yellow Claw y LNY TNZ con la participación del rapero Waka Flocka Flame. Si el tema por sí mismo es un rompepistas innegable, con el vídeo dirigido Victor D. Ponten pasa a un nivel superior. Se trata de una producción sorprendente que, aunque con mensaje un tanto moralista (ese “las drogas no valen la pena”), es intachable en su narrativa y montaje.

‘Galveston’: el novelón del creador de ‘True Detective’

2

galvestonTenía mis dudas, pero Dennis Lehane las disipó enseguida. Si el autor de ‘Mystic River’ o ‘Shutter Island’ dice que una novela negra es buena, no me lo pienso dos veces, me tiro de cabeza a leerla. Su criterio, por ahora, es como el Corán para un fundamentalista: no lo discuto.

Con sus elogios a ‘La muerte del pequeño Shug‘ acertó de pleno. Era más fácil: Daniel Woodrell es lo mejor que le ha pasado al género en mucho tiempo. Sin embargo, la publicación de ‘Galveston’ (Salamandra) olía a oportunismo editorial más que las manitas de Pujol a dinero negro. La «novela del creador de ‘True Detective’'»suena a la «película de los productores de…». Puro márketing. Pero no. Lehane vuelve a tener razón cuando dice: «El mejor noir que he leído en la última década».

Y es que la irrupción de Nic Pizzolatto en el panorama literario y televisivo estadounidense está siendo más sonada que los desnudos del «celebgate». ‘True Detective‘ es una de las mejores series de los últimos años y ‘Galveston’, su debut como novelista, uno de los títulos imprescindibles para los fans del género.

Eso sí, quien vaya buscando un posible borrador de la serie (la novela es de 2010), se sentirá decepcionado. Comparten paisaje (el profundo sur), paisanaje (white trash), líneas temporales (1987, 2008) y hasta aspectos de la personalidad de los protagonistas (esa propensión a la autodestrucción). Pero la novela es mucho más cruda y realista, menos gótica. Carece de ese ambiente siniestro y ominoso que empapa los ocho capítulos de ‘True Detective’.

‘Galveston’, que hace referencia a la ciudad tejana del Golfo de México donde se desarrolla parte de la novela, es una historia negra sobre perdedores. El autor da voz a un matón tejano que, desde el pasado, narra cómo se torció el rumbo de su existencia y cómo intentó enderezarlo. Un relato sórdido y violento, que es a la vez un homenaje a los ambientes sureños literarios (el libro empieza con una cita de Faulkner y resuenan ecos de Cormac McCarthy) y una mirada cargada de lirismo a unos personajes que saben que se están metiendo en la boca del lobo pero no pueden evitarlo. El final, hermoso y poético, es capaz de arrancarte las lágrimas como el mejor de los melodramas.

Como era de esperar, la adaptación cinematográfica ya está en marcha. La dirige el danés Janus Metz Pedersen, autor del premiado documental ‘Armadillo’ (2010), y la protagoniza –aciertazo de casting- Matthias Schoenaerts, conocido por ‘Bullhead‘ (2011), ‘De óxido y hueso‘ (2012) y por la reciente ‘La entrega’ (2014), adaptación de la novela de, sí, Dennis Lehane y publicada también por, sí, Salamandra. 8,9.

Prince / Art Official Age

8

prince-artCasi dos décadas después de su ruptura con Warner Bros., Prince ha vuelto a su sello de toda la vida con el trigésimo tercer álbum de su carrera, ‘Art Official Age’, que en uno de sus juegos de palabras súper ingeniosos que te cagas energy, suena casi, casi como ‘Artificial Age’. «La única forma de que aguantemos hasta que amanezca / es que olvides el teléfono / y que empiece la fiesta», reza Nelson, de hecho, en la fascinante ‘FUNKNROLL‘, recordándonos inevitablemente a los tiempos en que afirmaba que «la era de Internet está acabada» y vendía su disco del momento, ’20Ten’, a través de periódicos en rechazo a iTunes. En concordancia con sus opiniones sobre la evolución de la industria musical, el trabajo reciente de Prince nunca ha sonado especialmente «avanzado»; más bien, el músico continúa estancado en un espacio tiempo paralelo en el que todavía un «new jack swing» como ‘THE GOLD STANDARD’, con esa apasionante llamada al baile «everybody ready to move?» tan poco rancia, podría ser un hit. Pero esa es la gracia de Prince y, para bien y para mal, la verdadera esencia de ‘Art Official Age’.

Porque no no nos engañemos: por muy irritante que pueda llegar a ser Prince a veces (bueno, vale, siempre), su catálogo publicado a lo largo del siglo XXI contiene varias joyas para enmarcar. Un ejemplo es la gran ‘Black Sweat’, pero hay demasiadas para nombrarlas todas, y eso incluye algunas de las pistas nuevas como el notable corte R&B de gruesos beats ‘WHAT IT FEELS LIKE’, por cuya melodía parecen asomar tímidamente AlunaGeorge (imaginad lo que habría hecho con esta canción George Reid), la sensual «slow jam» ‘U KNOW’, que pide a gritos una versión de Jessie Ware, o la conmovedora balada ‘BREAKDOWN’, en la que Prince recuerda con desprecio su pasado fiestero en frases como «solía montar fiestas en fin de año / el primero en emborracharse era el último en irse / apareciendo en sitios que nunca te imaginarías / devuélveme el tiempo, puedes quedarte con los recuerdos», y en la que el cantante se desgañita vivo al final en un despliegue de elasticidad vocal que remite con dignidad e identidad a ‘The Beautiful Ones’, una de las grandes canciones de su carrera.

‘Art Official Age’, con sus momentos menos brillantes -‘WAY BACK HOME‘, pese a su letra, es olvidable, como también lo es la final ‘affirmation III’, interpretada por una Lianne La Havas -sí, esta Lianne La Havas– que de hecho aparece a lo largo de todo el disco cantando algunas melodías o interpretando interludios- mantiene el tipo gracias sobre todo a la especial sensibilidad de Prince para los medios tiempos. Y eso que el corte disco que abre el álbum, ‘ART OFFICIAL CAGE’, tan exuberante y lleno de efectos sorprendentes que ni Kimbra (que si ahora te meto unas guitarritas funky, que si ahora te canto ópera, que si ahora me paso al pseudo-dubstep, que si ahora te pongo un efecto chorro de agua como si acabara de descubrir el Fairlight CMI), está bastante bien, pero donde Prince lo borda esta vez es en canciones como ‘BREAKFAST CAN WAIT‘ o la doo-wop ‘CLOUDS’, que habrían sonado estándar en manos de otra persona pero mantienen el interés gracias a la renovada creatividad de Prince, al que se nota en ese trabajo mucho más interesado en experimentar que en previas ocasiones, y sobre todo a la adecuada producción de Joshua Welton, marido de la batería de 3RDEYEGIRL Hannah Ford Welton.

Evidentemente ‘Art Official Age’ ni es un disco propio de 2014 (a saber qué no fans lo seguirán escuchando en unos meses) ni tampoco es el mejor disco de Prince. Sí es, sin embargo, un trabajo interesante y con momentos que valen la pena rememorar. Porque, a diferencia de obras como ‘Planet Earth’ o ‘LOTUSFLOW3R’, ‘Art Official Age’ puede presumir de consistencia y hasta de frescura, algo que ya se echaba de menos por parte de Prince. No vamos a pasarnos toda la vida recordando lo bueno que era ‘Purple Rain’ así que quizás sea mejor decir que ‘Art Official Age’, con sus virtudes y sus defectos, y esta vez con un añadido de estimulante y refrescante experimentación, es otro buen disco de Prince, que tampoco está nada mal.

Calificación: 6,9/10
Lo mejor: ‘FUNKNROLL’, ‘WHAT IT FEELS LIKE’, ‘CLOUDS’, ‘BREAKDOWN’
Te gustará si te gusta: Outkast, Kimbra, Janelle Monáe
Escúchalo: Deezer

Prince & 3RDEYEGIRL / PLECTRUMELECTRUM

3

3rdeyegirlEl primer nuevo disco de Prince, ‘Art Official Age‘, es reseñable por diversos motivos; el segundo, junto a su nueva banda de acompañamiento 3RDEYEGIRL, no lo es por ninguno. Grabado en vivo a lo «jam session» en los estudios Paisley Park de Prince, ‘PLECTRUMELECTRUM’ sirve a Nelson como vehículo para expresar sus inquietudes más rock -siendo ‘Art Official Age’, claro, el disco R&B/funky, como ya ocurriera en ‘LOTUSFLOW3R / MLPSound‘- y, de paso, para vendernos de nuevo la moto de que la música «de verdad» es la que hace él o la que le gusta a él («Jack White es un genio, ¿por qué no consigue hits Jack White?», se preguntaba Prince en una entrevista reciente con MOJO), tratándonos de convencer incluso en ‘FIXURLIFUP’ de que «una chica con guitarra es 12 veces mejor que otra loca banda de chicos». Lamentablemente y, como viene siendo habitual en realidad, Prince tiene últimamente menos que ofrecer que muchos de los artistas a los que probablemente repudia y, aunque en ‘Art Official Age’ sí es notable cierta reoxigenación creativa, ‘PLECTRUMELECTRUM’ es la inspidez hecha disco, una colección de canciones de rock’n’ roll sin ningún tipo de interés en la que ni siquiera la aportación de las 3RDEYEGIRL posee algún atisbo de frescura o innovación. Solo la bonita melodía de ‘TIPTAPTOE’, más una balada R&B que una balada rock, es destacable aquí; lo demás, entre rugientes solos de guitarra más vistos que el tebeo, estribillos de inclinación llenaestadios de lo menos inspirado e improvisaciones sin gancho o identidad algunos, se mueve entre lo pasable -‘WOW’, ‘ANOTHERLOVE’-, lo tedioso -‘FIXURLIFEUP’, ‘AINTTURNINROUND’- y lo directamente insufrible -‘PLECTRUMELECTRUM’-. Todo demasiado pasado de vueltas, en definitiva, para resultar interesante. Lo llega a firmar otro u otra y no le habría hecho nadie ni caso.

Calificación: 2/10
Lo mejor: ‘TIPTAPTOE’, ‘ANOTHERLOVE’, ‘WOW’
Te gustará si te gusta: el rock ‘n’ roll de toda la vida
Escúchalo: Deezer

Haim y Gwen Stefani cantan para Calvin Harris

1

Calvin-Harris-MotionTodavía no se conoce el tracklist definitivo del nuevo disco de Calvin Harris, ‘Motion’, a la venta el 4 de noviembre. Sin embargo, el artista ha dado este fin de semana en Twitter una serie de jugosas pistas: el nombre de los agraciados que interpretarán las composiciones del sucesor del exitoso ’18 Months’.

Nada menos que Gwen Stefani, Haim, Tinashe, Ellie Goulding y de nuevo Hurts están entre ellos. Otros nombres mencionados son All About She, R3hab, Big Sean, Ummet Ozcan y Firebeatz.

Hurts ya aparecían en uno de los 3 singles del álbum que de momento han sido top 1 en Reino Unido. Calvin también cantará, que después del pelotazo de ‘Summer’ está bastante animado.

Actualización: Calvin Harris ha twitteado el tracklist definitivo del álbum, lleno de superestrellas.

1.-Faith
2.-Under Control (Alesso, Hurts)
3.-Blame (John Newman)
4.-Love Now (All About She)
5.-Slow Acid
6.-Outside (Ellie Goulding)
7.-It Was You (Firebeatz)
8.-Summer
9.-Overdrive (Ummet Ozcan)
10.-Ecstasy (Hurts)
11.-Pray to God (Haim)
12.-Open Wide (Big Sean)
13.-Together (Gwen Stefani)
14.-Burnin (R3hab)
15.-Dollar Signs (Tinashe)

Anunciados los seleccionados por Girando por Salas

1

trajanoGirando por Salas, la iniciativa para apoyar a grupos noveles del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), ha dado a conocer el nombre de los 40 artistas que recibirán una subvención para realizar conciertos fuera de su propia provincia.

La fase de inscripción para la quinta edición de Girando Por Salas finalizó el pasado 12 de septiembre con un total de 879 artistas inscritos. Tras la revisión del cumplimiento de las bases, el número de artistas aprobados quedó en 595.

Entre los 40 seleccionados están Antonio Arias, Aurora, Bel Bee Bee, Jose Domingo, Oso Leone, Reina Republicana, Trajano! y Wild Honey. Este es el listado completo:

– 13BATS

– A CONTRA BLUES
– ALBERTO Y GARCIA
– ALMA AFROBEAT ENSEMBLE
– ANTONIO ARIAS

– ANTONIO LIZANA
– AURORA

– BEL BEE BEE
– BUHOS
– CABLES CRUZADOS
– CHECOPOLACO

– CRIATURAS DEL AIRE
– CROMÁTICA PISTONA
– DREMEN

– EDREDÓN

– EGON SODA

– EL MEISTER

– EL VIAJE DE ELLIOT

– FELIPE VILLAR TRÍO
– GUERRERA

– ILLA CAROLiNA
– JACOBO SERRA

– JOHN BERKHOUT

– JOSE DOMINGO

– LOS MAMBO JAMBO

– LOS ZIGARROS

– MURCIANO TOTAL

– NIÑO BURBUJA

– OSO LEONE

– PÁJARO JACK

– PLV HAVOC

– REINA REPUBLICANA
– SALVAJE MONTOYA
– SEÑORES

– SOLEDAD VÉLEZ

– THE FAITH KEEPERS

– THE NOISES

– TRAJANO!

– VILLANUEVA

– WILD HONEY

Lykke Li, la reina del grief-pop

0

A juzgar por el ambiente previo a las puertas del mítico Radio City Music Hall de Nueva York, nada hacía presagiar que íbamos a escuchar en directo las crudísimas canciones que componen ‘I Never Learn‘. Un batallón de teenagers bebiendo ron a caraperro esperaba la apertura de puertas, quizá como medida de anestesia emocional para enfrentarse a una colección de temas que cierra un viaje al fondo del abandono y la pérdida, en palabras de la propia artista.

Con un aforo próximo al sold out, Lykke Li se subió al escenario con una sencilla pero muy efectiva puesta en escena, ideal para interpretar las luces y sombras de su última ruptura. Con muy buen tino abrió el setlist ‘I Never Learn’, con la artista vestida de negro pero completamente desnuda ante el publico. ‘Sadness Is A Blessing’, seguida de ‘Just Like A Dream’, ‘No Rest For The Wicked’ y ‘Jerome’ sonaron muy potentes y es justo reconocer el excelente trabajo de los técnicos para adaptar el muro de sonido a la sala. Para ‘Dance Dance Dance’ nos invitó a levantarnos de los asientos, y el público lo agradeció bailando el corte que probablemente sería el más festivo de todo el show. Prosiguió con ‘Little Bit’, el único destello de esperanza aprovechado por más de un joven inexperto para amarrarse y ponerse meloso. Incluso se atrevió con una oscura versión de Bruce Springsteen (‘I’m On Fire’). El regocijo fue corto porque acto seguido interpretó ‘Gunshot‘, un tiro al pecho contundente y letal a partes iguales, aunque un poco acelerado de más en el estribillo. Y como quien no quiere la cosa, Lykke Li decidió continuar con ‘I Follow Rivers’, muy celebrada como era de esperar. Siguieron ‘Never Gonna Love Again’, ‘Youth Knows No Pain’ y ‘Get Some’, probablemente las que mejor sonaron de todo el setlist.

Sin embargo, el bis resultó absolutamente carente de emoción. Emperrada en cantar una canción sueca dedicada a los escasos compatriotas presentes en la sala («No sé si sabéis que soy sueca»), despidió el show con ‘Heart Of Steel’ a dúo con su telonera y vecina en Estocolmo Mapei, cuyo hitazo soul, ‘Don’t wait‘, nos dejó con ganas de escuchar su inminente LP (tras descartar el que le produjo Justice!). 7.

Zola Jesus / Taiga

8

zjesus-taigaJunto a Austra, Grimes y iamamiwhoami; en una versión masculina Porcelain Raft y Woodkid; o en una versión más comercial pero con las mismas intenciones e inspiraciones, Florence + The Machine y Ellie Goulding; Zola Jesus ha ido enarbolando un pop diferente frente al que se rinde a las modas a la primera de cambio. Casi todos estos artistas comparten un inquietante toque siniestro en sus composiciones, grandes arreglos pero nunca demasiado alegres o pomposos, cierta preocupación por no alejarse demasiado de los ritmos que se podrían bailar, y una relación estrecha con la naturaleza, que sirve a menudo para nutrir sus metafóricas letras de espiritualidad.

‘Taiga’, el nombre del nuevo álbum de Zola Jesus tras ‘Conatus‘ y su disco de autoversiones, remite a la selva propia del norte de Rusia y Siberia que también puede encontrarse en el norte de Wisconsin, donde fue criada la artista de origen ruso. No cabe duda, escuchando la intro que da nombre al álbum, de que sus intenciones son sumergirte de lleno en un sonido robusto y frondoso a través de vientos tamaño King Kong y beats igualmente poderosos.

Lo salvaje de la naturaleza aparece muy bien reflejado en ‘Hunger’, un tema de percusiones brutas y producción árida que remite más por título e intenciones que por música a ‘Hunter’ de Björk. También en ‘Nail’, una súplica de liberación en lucha por la supervivencia («¿Cómo se supone que voy a sobrevivir si no sé lo que está mal ni lo que está bien? / ¿Cómo voy a conocer la libertad, si no la conozco, si vivo en el interior»). Más o menos en sintonía, el segundo single ‘Go (Blank Sea)’ parece una huida (¿de la fama?) a un lugar en el que nadie conozca tu nombre; mientras el primero confirma un reverso luminoso.

Esa ‘Dangerous Days’ es una de las grandes canciones compuestas por la autora de ‘Skin’, ‘In Your Nature’, ‘Night’ o ‘Vessel’, pero quizá está demasiado claro que es la mejor canción del disco. La alternación de elementos orgánicos y percusiones es tan brillante en ‘It’s Not Over’ como interesante la recreación R&B de ‘Dust’. Es claro que la coherencia, la identidad y la atmósfera buscadas están conseguidas y casi se pueden respirar cuando te sumerges en este disco. Sin embargo, sin más composiciones que despunten, cada vez va a resultar más difícil diferenciar el trabajo de Zola Jesus del del resto de artistas mencionados.

Calificación: 7,5/10
Lo mejor: ‘Dangerous Days’, ‘Go (Blank Sea)’, ‘Dust’
Te gustará si te gusta: Björk, Woodkid, Florence + The Machine, Grimes
Escúchalo: NME

¿Ganaría Dotter Eurovisión?

9

dotterA veces escuchas una canción y piensas: esto ganaría Eurovisión. Es el caso de Dotter, proyecto unipersonal de la sueca Johanna Maria Jansson que, como de la nada, se acaba de sacar de la manga un temazo de pop atemporal que, si bien lejos de la calidad de clásicos como ‘Waterloo’ de ABBA o ‘La La La’ de Massiel, podría perfectamente dejar a Suecia en un puesto más que digno en la próxima edición del festival, claro, si su autora quisiera. ¿No fue el último gran clásico de Eurovisión, de hecho, ‘Euphoria’ de la sueca Loreen?

Jansson planea estos días el lanzamiento de su EP de debut, ‘I Am Dotter’, producido por ella junto a su colaborador Dino Medanhodzic. Poco más se sabe del asunto pero con un tema como ‘My Flower’, que de manera tan evidente remite al pop bailable de los años 60, es posible que pronto veamos el nombre de Dotter por todas partes. Es un tema melodioso, pegadizo y eufórico, interpretado a su vez con notable eficiencia por una vocalista que promete mucho más de lo que parece a primera escucha. Popjustice ha descrito el tema como un cruce entre ABBA y Lana del Rey, aunque a quien nos recuerda a nosotros es a Duffy.

Tras Dotter, que es «hija» en sueco, hay también un mensaje en defensa del medio ambiente. «Crecí en la naturaleza y rodeada de montañas», dice, «y deseo que eso se note en mi música. He querido, de alguna manera, traer al frente mis orígenes nórdicos a través de mi nombre y, al mismo tiempo, expresar la importancia de proteger y de cuidar la naturaleza y nuestro planeta. Por eso, mi nombre se ha convertido también en un símbolo para la hija de la Madre Tierra». Puedes escuchar ‘My Flower’ a continuación, a través de su recién estrenado «lyric video». Y, de regalo, la mini versión de Dotter del ‘Hideaway’ de Kiesza.

Bombino y Magik Markers, entre los triunfadores de Villamanuela 2014

1

bombinoCon su segunda edición en marcha, el festival Villamanuela debería quedarse como una fecha permanente en la mente de todos los madrileños. Tras una fiesta de presentación que tuvo lugar el pasado miércoles en Siroco, el grueso del evento se desarrolla entre las salas TClub y Ochoymedio, habiendo dos escenarios en la primera y uno en la última, con una propuesta que va desde el kraut-jazz-psych-rock de bandas como Cave hasta la electrónica de Optimo o Holy Fuck, pasando por sonidos más bestias, como el doom metal de Pallbearer. No todo en Villamanuela es música, pues también merece la pena prestar atención a las diversas exposiciones o a la propuesta gastronómica dispuesta entre Malasaña y Conde Duque. A continuación y centrándonos en la música, pasamos a relataros lo presenciado en las dos primeras jornadas.

Mereció la pena acudir pronto al festival, pues los primeros en el cartel y en El Cielo de TClub eran Cave, quienes desde Chicago vinieron a presentar los temas de ‘Threace’ un excelente trabajo que vio la luz el año pasado. Fueron temas como ‘Sweaty Fingers’ o ‘Arrow’s Myth’, instrumentales, de dilatada duración y con multiples texturas, tocando géneros como la psicodelia o el jazz de bandas como Soft Machine, los protagonistas de un concierto breve pero que hizo volar a todos los presentes. No son en realidad muchos los elementos que emplea el quinteto: guitarras, bajo, batería, sinte y saxo, pero la magia radica en la perfecta manera de combinarlos. Por si eso fuera poco, la banda no se limitó a reproducir lo logrado en el álbum, sino que improvisó sobre los temas y los mejoró aún más si cabe. No se puede decir de todas las bandas, pero Cave tienen el privilegio de sonar aún mejor sobre un escenario que en el estudio. Muy difícil se lo pusieron a los demás en llegar el jueves.

Damon McMahon, bajo su alias Amen Dunes, salió al escenario Mahou del TClub en formato trío acompañado por un teclista/guitarrista y un batería. Sus compañeros en el escenario aportaban un discreto colchón, pues lo fundamental era la guitarra y voz de McMahon. Con su folk psicodélico y un reciente trabajo titulado ‘Love’, nos ofrecieron un relajante e hipnótico set, con temas como ‘Lonely Richard’. Tal vez fue un pequeño bajón para quien antes había visto el post punk de Girls Names en el mismo escenario, pero sin duda mereció la pena prestar atención a la delicadeza de las composiciones de McMahon.

Podríamos pararnos a discutir sobre cuál fue el mejor concierto de la primera jornada, pero no cabe duda de que uno de los más anticipados fue el de Bombino. El guitarrista Tuareg se ha convertido en muy poco tiempo en una sensación, especialmente tras haber grabado su último álbum, ‘Nomad’, con Dan Auerbach de The Black Keys. Aunque su música puede pecar de repetitiva en algunos momentos, el hecho es que Omara Moctar pusieron patas arriba el escenario Mahou. Con el objeto de representar sus dos facetas, comenzaron calmados, con unos temas en formato acústico, para a continuación cambiar las acústicas y la percusión por eléctricas, batería y bajo y hacernos bailar hasta la extenuación. Los presentes celebraron cada tema de Moctar y su banda y el de Níger parecía sobrecogido ante los vítores, mostrándose tímido ante su público pero muy agradecido. Eso sí, no mostró timidez alguna a las seis cuerdas, dejando claro su virtuosismo, pero nunca llegando al exceso.

El viernes, aunque había alternativa a la misma hora, no parecía haber mejor bálsamo para los oídos tras una dura jornada laboral que el folk ensoñador de Marissa Nadler. Con el estupendo ‘July‘ en la retina y acompañada muy acertadamente al sinte y al cello por Janel Leppin, la de Washington D.C. dejó boquiabiertos a los que poco a poco se iban congregando frente al escenario Mahou. Su sencillo y atmosférico show estuvo basado principalmente en las canciones de su último trabajo, destacando las maravillosas ‘Drive’, ‘Firecrackers’ o ‘Dead City Emily’, dejándonos un regusto a las exquisitas maneras de Hope Sandoval.

Cambiando completamente de tercio, en el Ochoymedio tocaba presenciar los atronadores acordes de Pallbearer, quienes como sus compañeros de gira YOB (también participantes en el festival), practican un doom metal que bebe de clásicos como Electric Wizard, pero con un enfoque más atmosférico, más cercano a otros grandes como Neurosis. Aunque la asistencia a su concierto apenas rozó el medio aforo, eso no detuvo al cuarteto de Little Rock para descargar toda la furia y melancolía de temas como ‘Worlds Apart’, perteneciente a ‘Foundations Of Burden’, su último trabajo.

El testigo que habían dejado Cave la jornada anterior en El Cielo de TClub lo recogerían Magik Markers en el mismo escenario un día después. El listón había quedado bien alto, pero Elisa Ambrogio y su banda no tardaron en superarlo con un concierto apoteósico, donde dominó el ruido, evocando a los Sonic Youth más caóticos en algunos momentos, como en la brutal ‘Bonfire’. Ambrogio es una frontwoman con un magnetismo increíble, maltratando su ya maltrecha guitarra para añadir caos al caos. En los primeros tiempos de la banda, la locura sobre el escenario era total, pero con trabajos como ‘Surrender To The Fantasy’, último hasta la fecha, la banda de Hartford estructuran más sus canciones y también muestran una faceta melódica, como hicieron con temas como ‘Crebs’. Enormes.

Entre los muchos aciertos con los que cuenta Villamanuela, los clásicos The Ex, que siempre serán bienvenidos y más cuando hacen lo posible por no vivir de la nostalgia de su legado y se mantienen bien vivos con competentes trabajos como ‘Catch My Shoe’. Su eterno espíritu punk permanece y por mucho que pasen los años, los holandeses siguen transmitiendo una sensación de inquietud y visceralidad en sus shows. Acordes destartalados de guitarras aún más destartaladas y temas como ‘Maybe I Was The Pilot’ pusieron a dar saltos a los presentes frente al escenario Mahou.

Nick Jonas se desnuda

12

Nick-Jonas-Flaunt-Magazine

Los medios tienen el titular claro: Nick Jonas es el nuevo Miley Cyrus. Y es que el ex Jonas Brothers quiere dejar atrás su etapa de ídolo adolescente. Para ello, por un lado, ha comenzado su carrera en solitario, entregando singles que os hemos ido presentando como el R&B ‘Jealous‘ (aquel cuyo vídeo era un festival de croma), y por otro ha decidido bajarse los pantalones y agarrarse el paquete.

Ha sucedido durante una sesión para la revista Flaunt Magazine, en un homenaje cristalino a aquellas instantáneas de Mark Wahlberg que, en tiempos más recatados, dieron la vuelta al mundo. ¿Había nacido ya Nick Jonas?

Ahora sólo queda esperar para averiguar hasta dónde llega el afán nudista del artista de 22 años. ¿Será capaz de superar a Miley? ¿Si Miley saca grandes falos de plástico en sus conciertos, qué sacará Nick Jonas? ¿Cuán vestido aparecerá en su nueva serie ‘Kingdom’? ¿Aparecerá también desnudo en el libreto de ese debut en solitario que saca el 10 de noviembre, como ya hizo en su momento David Bustamante? Seguiremos informando.

Ya se han vendido en 2014 más vinilos que en 2013

0

vinilorojoazulLa asociación ERA (Entertainment Retailers Association) informa de que con 844.122 vinilos vendidos de momento durante este 2014 en Reino Unido, ya se ha sobrepasado la cifra de 2013 (829.243). El dato de 2014 va a ser el mejor para el vinilo desde 1997. La cifra actual es especialmente esperanzadora si pensamos que el último cuarto del año, con la proximidad de la Navidad, es cuando más discos se venden por mucha diferencia. Se espera llegar al millón de unidades sólo en este lugar.

A pesar de que el dato se limita a Reino Unido, uno de los pocos países que facilitan este tipo de datos de manera tan temprana, es fácil concluir que se confirma cierta tendencia internacional en el repunte de este formato. No hay más que recordar las declaraciones recientes de Urban Outfitters, que se proclamaban mayores vendedores de vinilos del mundo (algo que Billboard desmentía, apuntando más bien a Amazon) o los datos de los últimos años.

Si nos centramos en España, los últimos datos disponibles son los de 2013. El año pasado subía la venta de vinilos en nuestro país un 3,7% respecto al año anterior: se vendieron 140.000 LPs, 5.000 unidades más que en 2012.

Igualmente, este año se conocía la noticia de que ‘Lazaretto‘ de Jack White, gracias a sus curiosas cualidades, ya era el vinilo más vendido de las últimas dos décadas en Estados Unidos.

No obstante, el repunte del vinilo continúa siendo testimonial y en absoluto sirve para sopesar la bajada en la venta de CD’s. El mismo informe de ERA recuerda que los vinilos siguen siendo sólo un 3% del mercado físico, no hablemos ya del digital o el streaming. El CD es el 97% de la venta física en UK y un 67% de la venta total.

Teaser del vídeo de ‘Me gusta que me pegues’

5

punsetessingleSi sigues a Los Punsetes en las redes sociales -o a nosotros que les hemos retwitteado– habrás comprobado que el grupo ha subido a internet en un lugar secreto 30 segundos de su nuevo single.

Ese single ha resultado titularse ‘Me gusta que me pegues’ y un pequeño avance está subido a Tumblr con vídeo violento futbolero.

El cuarto álbum de Los Punsetes saldrá en Canada suponemos que en algún momento del codiciado Q4.

Actualización: hoy, lunes 6 de octubre, Los Punsetes han confirmado que ‘Me gusta que me pegues’ es el primer single de ‘LPIV’, un nuevo álbum que han vuelto a grabar con Pablo Díaz-Reixa (El Guincho) como productor, que verá la luz el día 4 de noviembre. El single se lanza el día 15 de octubre y hoy su sello ha lanzado lo que parece ser el teaser de su videoclip.

Escucha ‘Supernatural’ de AlunaGeorge

4

alunageorge-yourLa DJ de la BBC Annie Mac ha radiado este viernes en exclusiva lo nuevo de AlunaGeorge -gran grupo revelación 2013– justo cuando empezábamos a pensar que habría que esperar hasta 2015 para escucharlo.

El nuevo disco del grupo ha sido autoproducido con un pequeño cable suelto tirado por Diplo y Avicii.

El primer tema recibe el nombre de ‘Supernatural’ y ya puede escucharse al completo en su Youtube oficial.

Oviformia suben un tema y dan una gran entrevista

0

oviformiaEsta semana se ha anunciado el recopilatorio que Elefant publicará de uno de los grandes grupos de culto del pop español: Oviformia SCI, que no habían editado oficialmente nada.

Hoy hay dos novedades al respecto. Por un lado, se ha subido al Youtube de Elefant una de las canciones tal y como aparecerá en el disco, la synth-popera ‘Una Nota Di Bianco’, fechada en 1981.

Por otro, el grupo ha concedido una larga entrevista a Está Pasando de la que seleccionamos cuatro declaraciones impagables.

Lucho sobre su dedicación 100% a Oviformia y la relación de Clara con su tío Leopoldo Calvo Sotelo:

Hay una cosa divertida para entender lo encerrados que estábamos en el universo OVIFORMIA, no sé si contarlo. Estábamos ensayando para el Simposium. Claro, todo esto en un ático fantástico, con terraza, era un lujo, vivíamos al margen del mundo, tomando cocktails, y dedicados 100% a ello. De repente viene mi madre y dice: “mirad lo que está pasando, un golpe de estado”. Por entonces el tío de Clara era el presidente, y su padre senador. Nos quedamos un ratito viendo la tele pero enseguida nos volvimos a ensayar. ¡Y eso que era el tío de Clara y que su padre era senador socialista! Estábamos tan metidos en nuestra película que ni siquiera un golpe de estado nos afectaba. Así era OVIFORMIA.

Lucho sobre si El Zurdo llegó a pertenecer a Oviformia:

¡¡Era el Zurdo!! Había estado en PARAÍSO y KAKA DE LUXE. Vino algunos días a los ensayos con letras pero no. Llegó un momento que le dijimos, casi mejor que no. No tenía sentido. Digamos que por diferencias estéticas no cuajó.

Sobre las detenciones en el Simposium Tecno:

Ger: Estábamos en camerinos, estaban actuando AVIADOR DRO, en mitad de una de las canciones, viene el típico comisario de la policía con gabardina con 20 policías detrás gritando: “Paren la música”. Pararon el concierto y nos llevaron a unos cuantos a comisaría. Yo iba con el pelo plateado, pantalones de plástico y obviamente me detuvieron. Cogieron a una serie de gente, nos metieron en una lechera y a comisaría.

Lucho: Fue todo muy rápido. Fuimos todos para allá a buscarlos. Salimos andando a la comisaría. Era como una caravana de gente rarísima, los AVIADOR DRO vestidos de AVIADOR DRO, nosotros vestidos con trajes entubados, chicas llorando…

Paco: A Ger lo agarraron por gay.

Sobre el momento en que tiraron la toalla:

Ya era demasiada la insistencia en que fuéramos un grupo pop tipo MECANO. Nos fuimos a Londres y acabó OVIFORMIA. Poco después Ger se vino a vivir con nosotros y nos volvimos a juntar pero cambiamos el nombre del grupo a HEROICA. El planteamiento era distinto. Es otra historia.

Sr Chinarro versiona a León Benavente

0

chinarro-nuevoContinúa el ciclo Versión Española en Radio 3. Después de que Love of Lesbian versionaran a Sr Chinarro, es el turno de que este versione a otro artista. Se trata de León Benavente, de los que ha escogido el tema ‘Todos contra todos’, no uno de los contenidos en su debut homónimo, sino el que cerraba el EP que sacaron después.

Os recordamos que Sr Chinarro publica nuevo álbum este mismo mes de octubre. De él ya conocemos la canción ‘Mi sapo‘.

Mogwai anuncian ‘Music Industry 3. Fitness Industry 1’

0

mogwai_new_imageMogwai han vuelto a currarse el nombre de uno de sus lanzamientos después de ‘Mogwai Young Team’, ‘Hardcore Will Never Die, But You Will’ y sobre todo la banda sonora de ‘Zidane’.

El nuevo también es futbolero y se llamará ‘Music Industry 3. Fitness Industry 1’. Serán nuevas canciones y remezclas de viejas canciones a cargo de Blanck Mass, Pye Corner Audio y Nils Frahm. Saldrá el 1 de diciembre con una edición limitada de 12 pulgadas y se supone un lanzamiento paralelo a su último largo ‘Rave Tapes‘. Ya puede escucharse la brumosa ‘Teenage Exorcists’. Co-produce el batería de los Delgados Paul Savage.

Mogwai actúan el 1 de noviembre en BIME, por donde también pasarán The National, Macy Gray, Basement Jaxx, The Divine Comedy, largo etcétera.

01 Teenage Exorcists
02 History Day
03 HMP Shaun William Ryder
04 Re-Remurdered (Blanck Mass Remix)
05 No Medicine For Regret (Pye Corner Audio Mix)
06 The Lord is Out of Control (Nils Frahm Remix)

Vashti Bunyan / Heartleap

4

vashtiAntes que Lewis, antes que Rodríguez, ha habido otras felices anomalías en la música pop, artistas que en su momento pasaron bastante desapercibidos pero a los que el azar les ofreció una segunda oportunidad de ser valorados en su medida. Vashti Bunyan fue, en la pasada década, otro de esos casos singulares y felices. Nacida en 1945 en Newcastle, Jennifer Vashti Bunyan parecía -a mediados de los 60, de la mano del que fuera mánager de los Rolling Stones Andrew Loog Oldham- tener lo necesario para ser una estrella del pop. «La Dylan femenina» o «la nueva Marianne Faithfull» fueron algunos de sus apelativos entonces. Tras un par de singles de discreta repercusión, publicó en 1970 ‘Just Another Diamond Day’, un debut producido por el ya entonces prestigioso Joe Boyd, que contó en su grabación con estrellas del folk británico, miembros de Fairport Convention y The Incredible String Band o el arreglista de Nick Drake, Robert Kirby.

Sin promoción (Vashti se recluyó en la comuna hippie escocesa en la que vivía) y con una pequeña tirada de copias, nunca pasó nada con aquel álbum que, con los años, se fue convirtiendo en un pequeño clásico de culto que fue creciendo gracias al boca a boca. A finales de los 90, llegó a los oídos de Bunyan el interés de artistas jóvenes por ella y por aquella obra, propiciando la reedición del disco y obteniendo un gran éxito crítico. Artistas como Piano Magic, Devendra Banhart, Joanna Newsom, Simon Raymonde (Cocteau Twins) o Animal Collective (para ellos cantó en varios temas del EP ‘Prospect Hummer‘) la loaron y algunos de ellos se involucraron en la grabación de su segundo álbum, publicado en 2005, un ‘Lookaftering’ que mostraba que la admiración por su figura estaba más que justificada. Era un disco fascinante, de belleza sostenida en un espacio y tiempo inconcretos, como si en lugar de 35 años hubieran pasado meses desde ‘Just Another Diamond Day’.

Y ahora, nueve años después, volvemos a encontrarnos con similares sensaciones (con matices) al escuchar ‘Heartleap’, un nuevo disco que la propia artista nunca pensó hacer (‘Lookaftering’, afirma hoy, era una especie de simbólico ajuste de cuentas que miraba hacia esas más de tres décadas de distancia). Sin plan alguno, Vashti cuenta que las canciones fueron viniendo a ella a lo largo de estos años, sin saber muy bien si alguna vez serían publicadas. Pero, a la par, crecía su interés por las nuevas tecnologías y métodos de grabación contemporáneos, así que fue registrando poco a poco lo que se ha convertido en un disco en el que todo el proceso creativo ha estado bajo su mano casi en exclusiva, con múltiples arreglos de sintetizadores que se mezclan con cuerdas, vientos y guitarras, haciendo que la etiqueta «folk» se le quede realmente corta. A su manera, ‘Heartleap’ es casi más un disco de ambient.

Su portada es parte de una obra de su hija Whyn Lewis (como aquel conejo de ‘Lookaftering’ o aquellos galgos que ilustraban el EP ‘Saint Marie’ de Piano Magic) y, para Vashti, la imagen representa un instante de gozo, en este caso el del ciervo que escapa en una cacería. Esa imagen sirvió de inspiración a la artista británica para crear la preciosa canción que cierra y da título al álbum y que, realmente, expresa en buena medida la sensación de escucharlo. Inmerso en él, de nuevo uno siente esa sensación de quietud, de atemporalidad casi mágica como en sus anteriores obras, a pesar incluso de la pátina de contemporaneidad de algunos instrumentos sintéticos o de la manera de mezclar y doblar las voces: una de las cosas más fascinantes de ‘Heartleap’ es la pureza con que Bunyan ha afrontado la grabación, sin temor a que algunas voces o pianos (reconoce que no sabe tocarlo bien) suenen poco trabajados, sin pulir, junto a instrumentaciones delicadas. El efecto de ese contraste en ‘Here’ o en la citada ‘Heartleap’ resulta tremendamente bello.

Aunque cortes como ‘Gunpowder’ o ‘Holy Smoke‘ (con coros de Devendra Banhart y Andy Cabic) destacan casi de forma inmediata, ‘Heartleap’ se ve beneficiado por ese carácter unificador de la voz dulce de la artista británica, hilo conductor de estos 36 minutos en los que la fragilidad invade todo el espacio sonoro. Cierto es que ‘Shell’ o ‘Blue Shed’ pueden ser demasiado extáticas, pero cortes como ‘Jellyfish’ (con esa técnica de capas sonoras que le aproxima a sus colegas de Animal Collective), la breve ‘The Boy’ o ‘Mother’, que a priori no atrapan individualmente, terminan por calar gracias a una guitarra del renovador del folk Gareth Dickson o a un dulcitone, cuando no es por sus preciosas letras, que retratan miedos y frustraciones de lo más íntimo a través de preciosas imágenes de naturaleza.

Sea este o no su último álbum (en realidad, deja una puerta abierta), ‘Heartleap’ no tiene el más mínimo ápice de oportunismo. Desprende verdadero amor por la creación y convierte en simple anécdota los accidentes de su carrera musical. Junto a sus dos álbumes previos, Vashti Bunyan configura un legado de exquisita belleza, que seguirá siendo una referencia presente y futura para otros creadores.

Calificación: 8/10
Lo mejor: ‘Gunpowder’, ‘Heartleap’, ‘Holy Smoke’, ‘Across The Water’
Te gustará si te gustan: Joanna Newsom, Marissa Nadler, Nico
Escúchalo: Pitchfork

El Gobierno regula hoy el crowdfunding

2

EllosLENGUAVIPERINAEl Gobierno tenía la intención de regular el crowdfunding, esa práctica de patrocinio por parte del público que hasta ahora se estaba desarrollando a su libre albedrío y que tanto debate ha generado. El proyecto de ley es finalmente uno de los temas tratados este viernes 3 de octubre en el Consejo de Ministros.

Con la nueva normativa se distinguirán dos tipos de inversores, como informa Lanzanos. En el primer grupo, los cualificados, personas con una renta superior a 50.000 euros al año y un patrimonio de inversión de 100.000 euros: sus acciones no estarán sometidas a límite alguno. En segundo lugar, los no cualificados, con límite de inversión ascendiendo a los 3.000 euros y a 10.000 euros la cantidad total que se puede invertir en un año.

‘The Days’ de Avicii y Robbie, al completo

0

days-aviciiA pesar de la filtración de hace un par de semanas, evidentemente aquellos 2 minutos de la colaboración entre Avicii y Robbie Williams estaban incompletos. Hoy se produce el estreno oficial de ‘The Days’, que se presenta definitivamente como adelanto del próximo álbum de Avicii, estos días de baja por enfermedad. ‘Stories’ llegará ya el año que viene.

La canción completa no produce una sensación demasiado diferente, pero al menos podrás decir que estás escuchando su versión definitiva y no una triste maqueta.

Perfume Genius: «Es frustrante que me digan que solo hablo de ser gay»

6

perfumegenius2014Perfume Genius ha publicado recientemente su tercer trabajo de estudio, el excelente ‘Too Bright‘, un disco en el que su autor, Mike Hadreas, desnuda de nuevo sus emociones ante el público que quiera oírle, pero esta vez con un añadido de experimentación y jugueteo que aleja el álbum del minimalismo tipo Antony de sus primeros álbumes. Tuvimos la oportunidad de hablar con él vía telefónica hace unos días sobre su trabajo junto a Adrian Utley de Portishead, el recurrente tema de la homosexualidad en su música o la importancia de la poesía en sus letras, entre otras cosas.

¿Por qué has titulado tu álbum ‘Too Bright’? Me resulta irónico que un disco en su mayor parte tan triste o desesperanzado se titule así. La canción ‘Too Bright’ es verdad que suena algo más luminosa pero en general el álbum no es especialmente optimista.
El título encajaba de alguna manera con la suavidad y el color beige de la cubierta, y con esa especie de segunda piel reluciente que llevo en ella. Es una portada que la gente podría considerar, con razón, una presentación femenina. Es una portada potente. Me gusta ese conflicto entre la amabilidad de la cubierta y su título porque es como desafiante, pero sí es cierto que muchas de las canciones del álbum no son especialmente «brillantes».

Para este disco has trabajado, además de con John Parish (PJ Harvey, Tracy Chapman, Eels) con Adrian Utley de Portishead, lo cual se aprecia perfectamente en los extraños sonidos electrónicos de canciones como ‘Queen’, ‘Fool’ o ‘Grid’. ¿Fue a partir de tu trabajo con él que surgió crear algo más atrevido y experimental o eso era algo que en realidad querías hacer desde el principio?
A decir verdad, ya tenía hechas las maquetas de todas las canciones antes de presentárselas a Utley, y estas canciones ya tenían un sonido más oscuro, ruidoso y salvaje. El problema es que yo no era capaz en ese momento de llevarlas exactamente a donde quería. Trabajando en el estudio con Utley, y viendo su reacción ante mis canciones, supe que él no tendría ningún problema en cambiarlas y tornarlas aún más salvajes, oscuras y terroríficas, exactamente como yo quería que fueran. Utley, a través de mis maquetas y mis descripciones sobre lo que quería de ellas, sabía qué máquinas usar y fue capaz de hacerse cargo de todo ese trabajo técnico que yo no soy tan capaz de desempeñar. Musicalmente hablando nos entendimos muy bien, y personalmente también. A un nivel emocional, Utley sabía qué era lo que yo quería contar, de modo que personalmente también conectamos, así que fue perfecto.

La primera canción que escribiste para el disco es ‘I’m A Mother’. De ella has dicho que va sobre parir por el culo. ¿Es cierto?
[Suelta una carcajada] Sí.

Es una canción muy inquietante. ¿Fue esta canción, pues, el verdadero origen de ‘Too Bright’?
Sí, es la primera canción que escribí para el álbum. De hecho, la versión incluida en ‘Too Bright’ es la maqueta. Cuando compuse este tema volví a sentirme emocionado de estar componiendo de nuevo. No todas las canciones del disco son así, claro… pero me gusta su rollo salvaje, de dejarse llevar, volverse oscuro y extraño, incluso más que antes. Varias canciones del disco en realidad fueron más o menos improvisadas y hechas en una sola toma. A veces necesito trabajar así porque hay algo muy emocionante en el hecho de hacer canciones desde una perspectiva más inmediata e improvisada. Algunas de las canciones que salieron después también son como ‘I’m A Mother’, por lo menos desde un punto de vista emocional.

«‘I’m a Mother’ va sobre el hecho de que mi novio y yo hayamos empezado a pensar en ser padres. Esto me hizo pensar por qué nos atraemos Allen y yo, por qué quiero tener sexo con un hombre. En nuestro caso no existe motivo biológico por el que queramos tener sexo entre nosotros»

¿De verdad va ‘I’m A Mother’ sobre parir por el culo?
[Suelta otra carcajada] Va sobre varias cosas en verdad, en concreto sobre el hecho de que mi novio [Allan], con el que llevo cinco años saliendo, y yo, hayamos empezado a pensar en ser padres, y sobre los varios problemas que eso conlleva. Si queremos niños va a ser complicado para nosotros ya que no podemos tenerlos como los tienen las parejas heterosexuales. Esto me hizo pensar sobre cosas como por qué nos atraemos Allen y yo, por qué quiero tener sexo con un hombre. Se podría decir que la mujer quiere sexo con un hombre porque está buscando un buen padre para sus hijos, pero en nuestro caso no existe motivo biológico por el que queramos tener sexo entre nosotros, y eso está bien, simplemente es así y ya está. Así que, en resumen, ‘I’m A Mother’ es un poco una amalgama de todos estos oscuros pensamientos.

En ‘I Decline’ y ‘Grid’ repites la frase «puedo ver a leguas / la misma línea de siempre». ¿Exactamente qué quieres decir con ella?
Me gustaba lo arrogante que sonaba esta frase. Significa que puedo ver las cosas por encima de todo, y al mismo tiempo, la frase está relacionada con cómo suelo creer que ciertos aspectos de mi vida van a cambiar y al final todo termina saliendo mal y siendo inútil. No es que como persona me sienta así todos los días pero a veces hay una especie de vocecita extraña en mi cabeza diciéndome todas estas cosas e intentando que me las crea. Supongo que escribir sobre ellas es una manera de exteriorizar o liberar de mi mente todos esos repugnantes pensamientos.

¿Por qué, según tú, la frase «no gracias / no quiero» es clave o resume la esencia de ‘Too Bright’?
Soy muy ansioso e inseguro muchas veces y hay ciertas cosas que podría hacer para cambiar eso y para crecer como persona… pero siempre termino diciendo «no quiero». Sin embargo, la frase también habla sobre mi rechazo a aceptar las cosas tal y como son. Puedo casarme, por ejemplo, pero no voy a ponerme a aplaudir solo porque alguien me haya concedido un derecho básico como persona. De algún modo, «no gracias / no quiero» es la manera que tengo de decirle a la gente que no me voy a relajar en ese aspecto.

Algunas canciones del disco como ‘My Body’ o ‘Don’t Let Them In’ tratan sobre tu enfermedad, la enfermedad de Crohn. ¿Cómo lleva un músico como tú una enfermedad como esta?
Es difícil. Ignoré mi enfermedad durante mucho tiempo a lo largo de mi vida. En mi infancia me pasaba el día medicándome y mi vida entera giraba en torno a estar enfermo, así que cuando me gradué en el instituto empecé a beber y a tomar drogas y a ignorar por completo mi enfermedad. Supongo que hacer música y hablar sobre ella en mis canciones es la manera que tengo de sobrellevar lo duro que es y de no sentirme tan mal por tener que medicarme constantemente. Pero, por otro lado, la medicación que estoy tomando actualmente necesita estar congelada y cuando me voy de gira, aunque podría llevarme una nevera conmigo, simplemente decido dejar de tomarla. [Ríe] Puede que sea una decisión inconsciente, pero es tan complicado…

«Es frustrante cuando la gente me dice que solo hablo de mi «experiencia gay» y que dirijo mis canciones únicamente hacia el público gay porque precisamente yo he crecido escuchando a multitud de iconos feministas y me he sentido a lo largo de mi vida inspirado, por ejemplo, por las canciones protesta de Nina Simone y no soy una mujer negra»

Otros temas del álbum evidentemente tratan el tema de la homosexualdad, como ‘Queen’. En ella sueltas una frase que a mí me parece brillante: «ninguna familia está a salvo cuando me contoneo». ¿Está esta canción basada en alguna experiencia en particular que hayas vivido en el pasado?
Está basada en varias cosas. Siendo un chico homosexual mi experiencia en el colegio y más tarde en el mundo real no fue fácil. Y yo mismo tampoco me traté muy bien y me mantuve victimizado durante muchos años, escuchando cualquier cosa que me decía la gente e incluso creyéndome sus palabras. Sentí vergüenza de mí mismo durante mucho tiempo y de alguna manera eso también fue decisión mía. ‘Queen’ es una canción en la que intento deshacerme de todo ese victimismo y en la que trato de decirle a esas personas que no las voy a escuchar más y que ya no me importa una mierda lo que tengan que decir.

¿Está eso relacionado con el hecho de que varias personas de tu entorno te sugirieran que hicieras un disco más «universal», no tan enfocado al tema gay?
De algún modo sí, ‘Queen’ es mi manera de rebelarme contra eso. Cuando la escribí me sentía muy frustrado porque pensaba «yo soy así». Y, más allá de intenciones políticas, lo que yo hago es música personal y soy gay así que evidentemente voy a hablar de cosas gays porque es quien soy. Para mí es importante ser explícito y específico con estas cosas porque mi música es personal y también porque quiero que quien la escuche se sienta empoderado y esperanzado. Es frustrante cuando la gente me dice que solo hablo de mi «experiencia gay» y que dirijo mis canciones únicamente hacia el público gay porque precisamente yo he crecido escuchando a multitud de iconos feministas y me he sentido a lo largo de mi vida inspirado, por ejemplo, por las canciones protesta de Nina Simone y no soy una mujer negra. Las nociones de otredad y exclusión social se solapan en ese sentido en la actualidad, pero yo creo que todo forma parte de lo mismo. No hay que sentirse 100% identificado con alguien para que te conmueva o inspire. Esas personas me decían que si quería conectar con más gente tenía que rebajar el «tono» de mi música, pero esa nunca ha sido una opción para mí.

Te tengo que preguntar por Rusia. Ciertos artistas, como Cher o Wentworth Miller, cada uno por sus motivos concretos, se han negado en rotundo a hacer viajes promocionales a Rusia por la homofobia que impera en ese país. Sin embargo, otros como Grimes defienden que esa homofobia es tema del gobierno y que la gente de a pie no comparte ese pensamiento. ¿Cuál es tu posición en este aspecto? ¿Qué harías si te invitaran a Rusia a promocionar tu disco?
Es complicado. Da muchísimo miedo ir ya solo por toda la cobertura que se está haciendo del tema. Es terrorífico y te mentiría si te dijera que me gustaría que me invitaran porque no es así, y sé que es patético que lo diga pero es la verdad. Entiendo la posición de Grimes de querer ir por sus fans, por no decepcionarlos, pero también entiendo la otra postura. Si te digo la verdad, solo sabría qué hacer en el momento que me invitaran. Es un tema jodido…

Hablemos de un tema más agradable: literatura. En tu primer disco, ‘Learning‘, había una canción, ‘When’, basada en un poema de Sharon Olds, mientras ‘Dirge’, incluida en ‘Put Your Back N 2 It‘, era una interpretación de un poema de Edna St. Vincent Millay. Dejando de lado el hecho de que evidentemente te gusta la poesía moderna, ¿cuán importante es la literatura para ti a la hora de escribir las letras de tus canciones?
Es muy importante por diversos motivos. Leo mucha poesía y tiendo sobre todo a leer relatos porque suelen ser cortos y no repetirse a sí mismos. Para mí, el relato corto es perfecto en un modo en que la novela no lo es, porque puedes decir en ellas exactamente lo que quieres decir sin repetirte. Es algo que me inspira. Cuando leo algo bueno, además, suelo cantar y escribir mejor. Hice un par de temas durante la composición de ‘Too Bright’ inspirados en poemas pero no los metí porque no encajaban en el álbum.

Entonces, ¿te ocupa mucho tiempo escribir tus letras? Porque son especialmente sucintas; sin embargo, logras que revelen mucho de ti sin dejar de ser misteriosas.
Me obsesiono mucho con cada palabra que uso. Quiero que mis letras sean directas y también que tengan un final abierto, así pueden ser interpretadas de manera distinta por quien las escuche. Algunas de las frases son algo humorísticas y otras perturbadoras, depende de cómo me sienta en ese momento, y creo que también pueden ser algo confusas, lo cual me permite sentirme más relajado de cara a cantarlas en directo, pues normalmente son letras que cuentan una historia personal. En cualquier caso, en este disco he abordado las letras de manera distinta a los discos anteriores porque creo que esta vez la música ha logrado comunicar o expresar mejor lo quiero decir que las letras.

Es cierto que, más allá de las letras, algunas canciones del álbum presentan un sonido muy perturbador. ‘My Body’, por ejemplo, suena especialmente inquietante.
En los dos primeros discos la música era bastante dulce, por momentos incluso alegre, pero en ‘Too Bright’ he querido que las sucias y extrañas letras de algunas canciones estuvieran acompañadas de música igual de sucia y extraña. Eso me ha permitido abordar las letras de manera distinta, quizás relajarme un poco más y ser más libre y experimental con la música. Fue un proceso difícil para mí en realidad y he pensado mucho en ello porque normalmente me preocupo demasiado en hacer cosas abstractas y en este caso he conseguido que la música expresara cosas que las letras no han conseguido expresar.

«Sin duda PJ Harvey ha sido una gran influencia en este disco y en mi vida en general»

Leyendo entrevistas tuyas recientes me he encontrado en repetidas ocasiones con el nombre de PJ Harvey. ¿Tan importante es ella en tu música y en tu vida? ¿Es ella uno de esos iconos feministas de los que hablabas antes?
Sin duda PJ Harvey ha sido una gran influencia en este disco y en mi vida en general. Adoro cuán comprometido parece todo lo que ella hace. Canta con tanta convicción… y se preocupa por el más mínimo detalle. Tampoco se disculpa por absolutamente nada de lo que dice y no intenta ponérselo fácil a la gente. Ciertos artistas buscan a veces experimentar o cambiar o hacer cosas que parecen autoindulgentes, no aptas para el oyente, y todo lo que firma PJ Harvey resulta conmovedor. Conecto con todo lo que hace y me encanta que todos sus discos sean diferentes en sonido. Para ‘Too Bright’ quería que las canciones expresaran la misma furia de Harvey. Y, sobre todo a la hora de experimentar, no quise irme mucho a mi propio mundo como por ejemplo Tori Amos, que en todo lo que hace canta sobre hojas y cuentos de hadas… [ríe] No quise ir tan lejos.