Inicio Blog Página 1613

Beyoncé y Jay Z, denunciados por ‘Drunk In Love’

6

beyonce-iwashereA pesar del éxito de su último disco, aún hay quien no está del todo contento con Beyoncé. Es el caso de la cantante húngara Monika Miczura, más conocida como Mitsou y que ha anunciado una demanda contra la cantante, su esposo Jay Z y el productor Timbaland por un supuesto plagio de su obra en ‘Drunk In Love’, el gran éxito de ‘BEYONCÉ’ nominado a dos Grammy.

El plagio en cuestión se encontraría en la intro del tema, una toma vocal que, según Mitsou, pertenece a su interpretación de la canción tradicional gitana ‘Bajba, Bajba Pelem’. La grabación del tema dataría de 1995 y Mitsou asegura que ni Beyoncé ni Jay Z ni Timbaland disfrutaron nunca de su permiso para samplearlo. Además, Mitsou se queja de que Beyoncé ha anulado completamente el mensaje de desesperanza original de su canción sampleándola en un tema sexual para «evocar la erótica de lo exótico».

Mitsou ha demandado a Beyoncé, Jay Z y Timbaland por daños y perjuicios y pide al juez que prohíba el uso de la canción a todo artista que desee utilizarla hasta que sea compensada por el plagio o hasta que ‘Drunk In Love’ sea retirada de las tiendas. La guerra, pues, ha comenzado.

Alaska y Mario fueron Nobita y Shizuka en ‘El Hormiguero’

4

alaska-marioAlaska y Mario visitaron ayer ‘El Hormiguero’, en plena promoción de ‘Stand By Me Doraemon’. La pareja ha participado en el doblaje de la película fruto de la archiconocida serie japonesa -que, por cierto, cumple 20 años-. Ambos dan voz a los protagonistas, Nobita y Shizuka, como ya hicieran en otros filmes como ‘Hotel Transilvania’.

También ha habido tiempo para comentar el nuevo grupo de Mario Vaquerizo, que rendirá tributo a Los Ramones, y para participar caracterizados como la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarín en «El Musical de la Corrupción», adaptando ‘Mi novio es un Zombi’ como ‘Mi novio es un mangui’.

Mejores discos 2014

85
50
Eagulls


EAGULLSEl eco del post-punk es mucho más que una moda, y permanece latente en el ideario de muchas bandas hasta que alguna emerge con personalidad y buenas ideas, como es el caso de de Eagulls. Los fantásticos singles ‘Nerve Endings’ y ‘Tough Luck’ ejercieron hace meses la primera embestida, entrando en las vidas de los que nos acercábamos a ellos como un elefante en una cacharrería, y para quedarse. Pero ‘Eagulls’ no se queda ahí, ni de lejos. Con los venerados Joy Division como punto de partida, pero permeables a sonidos tan diversos como My Bloody Valentine, Killing Joke, Wire y hasta The Smiths, Eagulls desgranan un álbum sin ningún tipo de desperdicio. Con un sonido brutal, de esos que invitan a subir el volumen a límites dañinos, Eagulls se erigen en otros de esos raros héroes que logran la difícil tarea de aunar ganchos magnéticos con un estilo rudo y desafiante.

49
Calvin Harris


Calvin-Harris-MotionCalvin ha logrado conectar con la nueva juventud interesada en la EDM, también con la generación de nostálgicos de los 90 más cañeros y eventualmente con los seguidores de cantantes ajenos a la música dance con los que colabora, como Florence + The Machine en aquella máquina de hits llamada ‘18 Months‘, de la que llegamos a contar 10 singles; o ahora Haim o Gwen Stefani en este nuevo ‘Motion’, que parece otro “greatest hits” exactamente igual que el álbum anterior. El disco incluye temas más sutiles como ‘Love Now’ y otros más brutos y deliberadamente macarras, como ‘Overdrive’ y ‘Burnin”. Cuando los escuchen, si lo hacen, muchos de sus fans de los tiempos de ‘Acceptable in the 80’s’ o ‘Flashback’ (aún una de sus mejores canciones) se echarán las manos a la cabeza. ¿En serio este tipo ha ganado un Ivor Novello a mejor compositor? Pero no todos los artistas pueden decir que sus discos tercero y cuarto lograron que todo el mundo olvidara el primero y el segundo, normalmente aquellos a los que un artista permanece ligado de por vida. No vamos a decir que creativamente se haya superado, pero que Calvin Harris está marcando esta década con una veintena de singles -se dice pronto-, a ver quién lo discute. Si hasta se ha permitido el lujo de prescindir de su top 1 junto a su ex Rita Ora y, entre tanto pepinazo, nadie se va a dar cuenta…

48
Jose Domingo


almeríaLa música de Jose Domingo esconde muchos recovecos. La producción, para la que ha contado con la ayuda de Puter y Jordi Herrera (Satellites), de nuevo en los estudios La Puerta Cósmica de Palam, en Palma de Mallorca, está repleta de detalles exquisitos que hacen que ‘Tus ojos de mujer’ acorte la distancia entre la tradición andaluza y el dub jamaicano, o que ‘Se irán contigo’ y ‘En blanco y negro’ (también recuperada de ‘Lejos en mí‘, el último disco de su anterior banda) se devaneen entre la bossa nova, el bolero, el country y la copla con soltura, siempre con una naturalidad desarmante, pasmosa y sin fisuras. En ellas, como en gran parte del disco, unos textos de hechuras clásicas se detienen a menudo en el amor (y su final, cómo no), la pasión y la tensión sexual, con la figura femenina como frecuente referente lírico, en línea con muchas letras de Santiago Auserón para Radio Futura. En definitiva, ‘Almería’ es un disco hecho desde la modestia pero con amplias miras y una factura artística sobresaliente, que marca un punto de inflexión, no solo en la carrera del autor sino también para esa saga de autores que buscan acercar lo patrio y lo foráneo, que tienen en esta obra un nuevo referente y una fuente de inspiración.

47
Pablo und Destruktion


pablo-sangrinSon muchos los nombres que pueden venir a la mente escuchando las canciones del disco definitivo de Pablo und Destruktion: aparte de los Bad Seeds, Sonic Youth, el equipo de músicos de Christina Rosenvinge, Los Planetas, Tarántula o los nudozurdo más acústicos que últimamente jugaban con las cuerdas. Pero Pablo no se caracteriza por absorber influencias, sino por sí mismo. Escribiendo una columna para La Nueva España, concediendo entrevistas de dos horas y media, como amante de los gif’s animados, inventando términos como «asturpsicodelia», reflexionando sobre la importancia del videoclip y de su deseo de hacer varios para este ‘Sangrín’ -parece una tontería pero no lo es entre el underground patrio-, rebelándose contra el rock’n roll y el sexo sin amor, revelándose como un pensador pero declarándose fan de los discos cortos, hablando de la sociedad sin resultar obvio y sobre todo a través de un considerable repertorio de buenas canciones, mucho más sólido y atractivo que en su debut, está claro que estamos ante uno de los talentos más particulares de nuestra sociedad. Igual es porque ha estudiado Veterinaria.


ema-future‘The Future’s Void’ es, por sus letras sobre las consecuencias de internet, un disco muy significativo y relevante en el curso de la historia musical del siglo XXI. Si en muchas ocasiones hemos acusado una deuda excesiva de EMA hacia sus influencias, especialmente PJ Harvey y Courtney Love, como se puede aún apreciar en canciones como la pegadiza ‘So Blonde’, ahora podemos decir que su carrera está siguiendo su propio camino, sonando como ya quisieran los ¿futuros? Hole. No hay la más mínima curiosidad por saber qué podría haber hecho Dave Sitek con este amasijo de guitarras, sintetizadores e instrumentos orgánicos pensado para sonar a toda pastilla en cascos, carreteras y equipos de alta fidelidad. EMA sola en el sótano de su casa junto a su batería y su hombre de confianza Leif Shackelford ha orquestado este equilibrado disco de la posmodernidad que acaba sonando a canción tradicional después de haberse pasado por la piedra a Sinéad O’Connor, la última M.I.A., los Radiohead de ‘OK Computer’, las bandas sonoras de Giorgio Moroder y Deerhunter.

45
Tremenda Trementina


sangre popMientras otras bandas se ahogan y se pierden intentando mantener el nivel en el tan temido segundo trabajo, Tremenda Trementina no solo consiguen mejorar el resultado sino que, además, logran hacer todavía más efectivo su discurso sin renunciar a la heterogeneidad de la que siempre han hecho gala. Mantienen lo incisivo y lo amargo de sus letras, que no por ello dejan de resultar tremendamente románticas, mientras van arreglando los temas del disco en función de lo que la letra pida gracias también a la versatilidad vocal de Adriana, capaz de encogerte en la casi vocal ‘Sirenas’ y de incitarte a subir dos tonos para acompañarla en el estribillo de la tropical (¿?) ‘Gorilas’. Lo que hace en ‘Volver a caer’ -el final más abrupto desde ‘Los Soprano’- es suficiente para tenerla en cuenta a la hora de elaborar un Top 10 de vocalistas nacionales.

44


ceowonderland

‘Wonderland’ fue el único «disco recomendado» de 2014 hasta el 17 de febrero: así de mal arrancamos el año

Si ya tenías la impresión de que todo en ceo era algo inasible, el proyecto de Eric Berglund de The Tough Alliance se ha mudado ahora de Gotemburgo a los bosques perdidos del sur de Suecia. No se ha visto su nombre en los carteles de los grandes festivales -tampoco de los pequeños-, ni se le espera, pero los años -y un poco ese carácter escurridizo- han hecho un gran favor a su disco anterior, ‘White Magic’. ‘Wonderland’ ofrece otros ocho cortes extendiéndose durante 33 minutos, en los que el secreto sigue siendo casi el mismo, sólo que ahora con desarrollos más ricos y largos: tantos colores como los que se reflejan (ahora sí) en la portada desplegados en una paleta en la que caben referencias a otros artistas policromáticos como Animal Collective o El Guincho, pero donde nunca se descuida el objetivo. Tanto el estribillo como los arreglos de ‘Mirage’ remiten a la música tradicional a pesar del envoltorio dado por la producción próximo a Björk (varias etapas a la vez), y lo mismo ocurre con ‘OMG’: el ritmo podría ser el que Timbaland deja caer allá por donde va, bien sea un disco de Nelly Furtado o de Beyoncé, pero la intención de la canción es más profunda, más espiritual. Un viaje lleno de imaginación y destinos posibles para un disco que tendría su gracia que no saliera nunca de ese bosque de Suecia (aunque si lo hace, será bienvenido, claro).

43
Kelis


kelis_foodKelis se lanzó a la piscina del eurodance antes que nadie. ‘Flesh Tone’ supuso un cambio de dirección que llegó antes de que David Guetta, los Benassi y compañía alcanzasen sus cotas más altas de popularidad. ¿Qué sentido tendría ahora volver a hacer lo mismo? La opción de llamar a David Sitek de TV On The Radio para producirle el disco, aunque inesperada, es desde luego, la mejor. Tras explorar el r&b actual e incluso adelantado a su época -con Neptunes y sin ellos-, intentar cosas marcianas con mejor o peor resultado, y conseguir un éxito de la magnitud de ‘Milkshake’, Kelis puede vivir de las rentas sin preocuparse de hacer lo que el público demande. ‘Food’ es uno de esos trabajos que terminan por definir la carrera de una artista, lo que se suele llamar un disco de madurez. Un largo disfrutable de principio a fin, no sólo apto para aquellos amantes de los sonidos de la música negra clásica, sino por la solidez de sus melodías, de la música en general. Existiendo múltiples posibilidades para su dirección artística, unas más obvias que otras, que la artista haya optado por publicar un trabajo con este aire de clásico, es un movimiento que merece un aplauso

42


la rouxSi la gran baza de ‘Trouble In Paradise’ es su sentido de la atmósfera, son tres canciones en particular las aquí incluidas las que representan más fielmente este cambio. En primer lugar, ‘Cruel Sexuality’, que explora el tema de los conflictos de pareja («me haces tan feliz en el día a día / ¿por qué de noche me encierras en tu prisión?», lamenta Jackson) en una melodiosa creación pop de incuestionable gancho e hipnótico y excitante ascenso al clímax; ‘Silent Partner’, una de esas producciones de synth-pop que se regeneran constantemente hasta los 7 minutos de duración al estilo de los B-52s y que ha sido descrita, con acierto, como la «primera canción épica de La Roux»; y, por supuesto, ‘Let Me Down Gently’, un magnífico ejemplo de pop de sintetizadores que no pasa de moda y que incluye en su clímax un saxo totalmente escalofriante. Son tantas las buenas ideas repartidas en tan solo tres canciones, más las presentes en el resto, que ‘Trouble In Paradise’ resulta una experiencia de lo más intensa pese a incluir tan solo nueve cortes. Y es que, si bien es cierto que ninguna de estas canciones puede presumir de la perfección pop de sus primeros y exitosos singles, no se puede negar que el segundo trabajo de La Roux está poblado de canciones compuestas, arregladas y producidas con visión, sensibilidad y buen gusto, envueltas además en una atmósfera de la que, una vez dentro, no puedes escapar. El camino hacia la madurez de La Roux empieza, en definitiva, con este «paradisíaco» disco. ¿Tardará el tercero el mismo tiempo en llegar?


burn-your-fireAngel Olsen ya había demostrado que domina las distancias cortas, y en este álbum resulta especialmente demoledora en ese coto, pero tampoco se limita a un solo palo: igualmente desarmantes resultan ‘White Fire’, una letanía de tristeza coheniana, con letra dolorosa que mira con anhelo a un pasado inocente («miedo, sol, y tú, cuando no sabías que estabas equivocada, o cuánto lo estabas»); ‘Enemy’, en la que un mínimo acompañamiento de guitarra permite a Olsen mostrar una voz hermosamente quebradiza, en uno de los momentos más emocionantes de esta potente obra; o la candorosa y breve belleza de ‘Iota’, con un delicioso sabor brasileño que envuelve en delicadeza unas líneas profundas que apuntan a lo hermoso que resulta que la imperfección de la vida nos obligue a revolvernos y luchar para ser felices. Y es que, por delante de la pena y el dolor, la esperanza se convierte en la idea fundamental del álbum, retratada maravillosamente en una final ‘Windows’ en la que Olsen canta: «¿estás ciega? ¿estás muerta? ¿o estás bien? Alguna vez hay que abrir una ventana. ¿Qué hay de malo en la luz?», dejándonos casi literalmente sin aliento.

40
Katy B


Katy_B_-_Little_Red

‘Little Red’ ha sido el «sleeper» oficial del año en la redacción. Fue puntuado «sólo» con un 7,3, pero finalmente recibe votos de Sebas, iko, Raúl, Lolo y Sr John

Los aires despreocupadamente festivos y hedonistas que hacían de ‘On A Mission’ un disco tan excitante persisten en ‘Little Red’, especialmente en un apabullante arranque que enlaza ‘Next Thing’ (con producción de The Invisible Men, artífices de éxitos de Rita Ora, Orson, Jessie J o Iggy Azalea), el ya conocido ‘5 AM‘ y la fantástica ‘Aaliyah’, su tributo al desaparecido icono del R&B junto a Jessie Ware; o en hipotéticos singles como ‘I Like You‘ (irresistible producción de George Fitzgerald, reputado protegido de Scuba) y ‘Everything’ (un delicioso revival de las mejores cantaditas de los 90, obra del prometedor Dream). Pero, por otra parte, Katy también quiere dar muestras de su mayor madurez compositiva y personal. Y no es Adele, ni encaja con la corriente neo-soul de Jessie Ware porque su carácter hedonista es muy fuerte, pero tampoco es ya la postadolescente fiestera de sus inicios. Y, afortunadamente, tampoco parece buscar un puesto entre el chabacanismo habitual de las actuales estrellas del pop femenino. Su lugar parece estar en el de un raro tipo de diva dance, una que conjugue «bailabilidad» con cierto grado de riesgo y un intachable buen gusto, dando importancia a lo artístico por encima de lo estadístico. En ambos casos, ‘Little Red’ puede salir perdiendo en las comparaciones con su debut, pero es un importante paso en la consolidación de ese singular nicho.

39
Damon Albarn


everydayrobotsDamon ha sabido encajar en su primer disco en solitario un gran fregado de referencias autobiográficas, y lo introspectivas que suenan canciones como ‘You and Me’ y ‘Hollow Pounds’ encuentran correspondencia con sus textos. Lo adecuado de las cuerdas, en algunos casos entre las más bonitas que ha grabado Damon en su vida, junto a los pianos que también suenan en los dos temas instrumentales, ‘Seven High’ y ‘Parakeet’, van construyendo un disco lleno de “growers” en el que también hay que aplaudir su secuencia. Una secuencia en la que se han distribuido de manera óptima los numerosos singles de adelanto y en la que la euforia de ‘Mr Tembo’ no desentona en absoluto con el carácter melancólico de todo el disco (de hecho aparece unida a la anterior ‘Lonely Press Play’). Damon es un chico muy listo y para evitar de todas todas que este álbum pudiera ser tildado de lacrimógeno o pitopáusico, tras la bellísima ‘The History Of A Cheating Heart’, ha colocado un dúo absolutamente genial con Brian Eno titulado ‘Heavy Seas of Love’. Un colorido final optimista que, entre sus contrastadísimas voces, palmas, pianos, voces sampleadas y del Leytonstone City Mission Choir, deja con ganas de más. Algo fundamental para las áridas primeras escuchas del disco, que terminan dando sus frutos.

38
Haerts


haertsCon ecos de Fleetwood Mac, Chris de Burgh, The Cardigans o más recientemente Chvrches, los múltiples adelantos que durante los últimos años hemos ido conociendo del debut de Haerts iban revelando que la banda rara vez bajaba del notable alto. En lugar de ofrecer la cantidad de relleno habitual en estos casos, la llegada del largo daba más ganas de salir a las calles con pancartas con su nombre que de otra cosa. Casi sin relleno, ‘Haerts’ muestra que tienen un don para adornar canciones aparentemente simples con arreglos finísimos ante los que es imposible no maravillarse. Sin excesos ni florituras. Todo en su justa medida.

37
Roddy Frame


seven-dials‘Seven Dials’ es el disco de Roddy Frame en solitario que mejor equilibra y recupera los dos extremos en los que habitan sus mejores canciones: melancolía y júbilo (a menudo mezcladas). Casi como antaño, cuando era parte de ese puñado de ángeles de la melodía pop perfecta para las FMs, gente como Neil Finn o Paddy McAloon, que llenaban los «charts» de luz cada pocos meses. Para cuando la brillante cara B se esfuma (excelente y distinta ‘On the Waves’) y llegamos al reflexivo, hermoso final acústico en clave de fingerpicking de ‘From a Train’, queda demostrado que Frame sigue siendo un espléndido poeta laureado de esa cosa maravillosa llamada pop escocés. Estas diez canciones tienen magia de sobra para obtener de ellas mucho placer (quien invierta sus merecidas 9 o 10 escuchas). La cuestión es si en estos tiempos modernos estamos dispuestos a prestar tanta atención a algo tan hermoso.

36
Swans


Swans_To_Be_Kind‘To Be Kind’, el tercer disco posterior a la resurrección de la banda de Michael Gira, que ha contado con la voz invitada de St Vincent, entre otros, sigue la estela de ‘The Seer’ (2012), sobre todo en cuanto a duración –dos horas largas–, quizá profundizando más en esas dos pulsiones aparentemente contrapuestas. El sonido es más seco, salvo excepciones como la seductora ambientación de ‘Kirsten Supine’, la canción más emotiva –puede que la única– y delicada del conjunto. Pero, a su vez, resuena una religiosidad primitiva en las frases que Gira repite como un mantra, o en los arabescos que hace su voz, como un muecín llamando a rezo. Así, Gira compone un extenso cuadro, limando la épica de ‘The Seer’ y parte de su atmósfera crepuscular, y añadiendo una crudeza que lo hace más duro de escuchar que su predecesor. A pesar de ello, varios temas parecen salidos directamente de aquella obra maestra: ‘Nathalie Neal’ y sus percusiones al galope; ‘She Loves Us’ y su desintegración final; los drones de ‘To Be Kind’, que cierra el doble CD. Una novela de mil páginas puede ser leída con constancia, pero cuando la acabas quedan desfigurados, como ensoñaciones, los primeros momentos de la lectura. Lo mismo ocurre con Swans: para vivirlo hay que sumergirse y abandonar la idea de que haremos pie a medida que profundicemos en el agua.

35
Cloud Nothings


cloudnothingsEn los grandes discos de Cloud Nothings siempre hay algún momento destinado a la melodía (de hecho son perfectamente capaces de hacerlas, como evidencia el estupendo single ‘I’m Not Part Of Me’) pero la gran mayoría de sus temas están conducidos por una fuerza primaria que arrastra todo lo demás. El mejor ejemplo de esto es la brutal ‘Psychic Trauma’, que acaba acelerándose y brutalizándose tanto según avanzamos hacia sus segundos finales que parece que la banda (ahora trío tras la marcha del guitarrista Joe Boyer) haya perdido el control de sus instrumentos, siendo poseída por una fuerza esquizofrénica superior a ellos (el propio videoclip del tema lo refleja a la perfección). Con un panorama como éste se podría llegar a pensar que tanta mala leche en la ejecución podía llevarse por delante el talento de Baldi y sus chicos para hacer temas redondos, pero si analizamos cómo están dispuestos los elementos en cada corte, todo encaja: al tener un planteamiento tan básico (dos o tres acordes, pocos cambios en lo que a ritmo se refiere), Cloud Nothings han podido permitirse hacer el bestia todo lo que quisieran, y lo mejor es que las canciones no pierden gancho, sino todo lo contrario, evidenciando el gran momento de inspiración que vive la banda. No es fácil hacer tanto con tan poco y lo han logrado, consiguiendo que este ‘Here And Nowhere Else’ se convierta en probablemente lo mejor que han hecho hasta la fecha.

34
Neneh Cherry


Neneh_Cherry_-_Blank_ProjectLa improvisación y el método de grabación son clave en un disco que no puede sonar más vívido y orgánico en sus baterías, creando con poco grandes torrentes de energía. Menos es más es un tópico, pero en ‘Blank Project’ a menudo la instrumentación es tan parca y exquisita que cada ritmo se disfruta, urgente, como si efectivamente estuvieras viviendo el momento único de un concierto. A esa urgencia ha contribuido un Four Tet que iba mezclando cada pista a medida que se grababa (!). Con ambientes siniestros, lúgubres, pequeños toques de sintetizador luminosos, guitarras eléctricas o percusión tipo DFA, ‘Blank Project’ presenta a una Neneh Cherry que difícilmente podía haber vuelto en mejor forma, con más acierto. Como si Four Tet hubiera consolidado su carrera durante estos últimos 15 años sólo para esto.


los-caramelosDieciocho canciones, incluyendo cuatro interludios instrumentales: sin duda el regreso por todo lo alto de Los Caramelos mantiene la generosidad de aquel ‘Los Caramelos 1988-1999’ (Spicnic, 2002) y sus casi treinta cortes, aunque ajustada a los límites del vinilo. Pero ¿mantiene también la talla de aquel disco de culto, que compendiaba demos y grabaciones de toda una década y que quedaba como testamento de la brillante y anómala personalidad musical de Charlie Mysterio? Pues no sólo eso, sino que la supera sin esfuerzo. Se podrá defender la riqueza y variedad de aquella primera entrega (multitud de versiones, estilos, mundos entrelazados), pero este sensacional ‘Esconde tus alas en la torre fantasma’ es mucho más homogéneo, coherente, una obra más madura con una selección de temas simplemente perfecta. Abundancia y calidad, esa rara combinación.

32
Sagrado corazón de Jesús


opera omniaEl no tan sencillo arte de hilvanar palabras, de trazar sonidos siguiendo una melodía que se le daba tan bien a Carlos Berlanga, se le da bien a Jesús Fernández, que es la persona tras el nombre de Sagrado Corazón de Jesús, el proyecto personal de este Stephin Merritt de Logroño que, tras formar parte del grupo Táctel, emprendió en 2013 una carrera de electro-crooner de la que dan fe sus tres primeras maquetas. La mayoría de esas canciones, junto con tres temas nuevos, forman parte de esta ‘Opera Omnia’ publicada por Discos de Kirlian. Y dos de esos temas nuevos son tan cercanos al universo Fan Fatal que sorprendería mucho no escucharlos, tarde o temprano, en la voz de Alaska. Aunque tienen sus interesantes diferencias: ‘El mejor guión’ es puro Pegamoides, un disparate sobre zombis, el cine de serie B y la autodestrucción. Mientras, ‘El fin de la era’ es más Fangoria: referencias a mujeres de bien y al dejarse ver sobre una elegante base electrónica en loop. Este par de hallazgos completa un tramo final de disco realmente brillante que, junto con los otros grandes momentos salpicados a lo largo de sus 10 temas hace que ‘Opera Omnia’ transcienda no solo su falta de acabado sino también un género popero, efímero y superficial que -como bien sabía el tan añorado Carlos Berlanga- únicamente en apariencia es menor.


They_Want_My_SoulEl octavo álbum de estudio de Spoon muestra que el reposo y los cambios en la formación han servido claramente de acicate para los tejanos, porque estamos, sin duda, ante un nuevo sobresaliente. No hay ninguna revolución sonora, ni un cambio de rumbo rotundo, porque no lo necesitan. No solo perpetúan ese sonido de rock minimalista pero lleno de inspiración soul y rhythm & blues, sino que lo mejoran. Eno cedió su papel de productor, en sendas sesiones de grabación, a Joe Chiccarelli (el de Morrissey, The Killers, The Strokes… y Russian Red) y el archiconocido Dave Fridmann, que también ejerció de ingeniero de sonido, ganando en ambientación sintética y con un punto 80s, en el caso del primero, y ese punto de contundencia e imprevisibilidad que ofrece el segundo. Lo cierto es que parece que esos puntos de vista externos han aportado frescura y un nuevo vigor al conjunto. La inapelable secuencia conforma un largo a la altura de los mejores momentos de su discografía (lo cual es mucho decir), rock moderno y atemporal a la vez, apasionante y denso, fresco y vivo. ‘They Want To Take My Soul’ son palabras mayores, porque solo Spoon marcan su propia barrera, y esa sigue siendo inalcanzable para una gran mayoría de grupos.

30
Sílvia Pérez Cruz + Raül Fernández Mirò


granadaEste disco es, en esencia, un enfrentamiento, o una puesta en común, de las marcadas personalidades de dos intérpretes y creadores, ella con su superlativa y versátil voz y él con su imaginativa pericia para las guitarras, educadas en backgrounds muy distintos que se reflejan en una selección de temas absolutamente ecléctica. Aunque en todo ‘granada’ (por cierto, bautizado así por los ambiguos significados de ese nombre, que remite tanto a la dulzura de la fruta como a lo explosivo de una bomba) tiene un papel fundamental y es lo que cohesiona un cancionero de orígenes tan variados, en determinados cortes la arquitectura sonora tiene un protagonismo fundamental. La percepción del espacio que aportan los ecos, los cuidados efectos aplicados a las guitarras y las voces, los muy puntuales arreglos… el sonido, en fin, se erige en un tercer intérprete que convierte este disco en algo fuera de lo común. Parecía improbable que el maestro Morente pudiera tener en dos artistas catalanes de orígenes musicales tan distintos a dos de los mejores valedores de su espíritu y esencia de búsqueda y transgresión de géneros, desde el absoluto respeto a los clásicos, ejemplificada en esta ‘Compañero (Elegía a Ramón Sijé)’ (contenida en ‘Despegando’) que cierra el álbum con grandeza.

29
Coldplay


Coldplay_-_Ghost_StoriesLos textos de este ‘Ghost Stories’ son una regresión contundente a la pérdida del primer amor, pero al margen de que sea normal sentirse como un adolescente en estos casos a cualquier edad y de que se quiera expresarlo de manera tan naíf, el último disco de Coldplay se beneficia de dos cosas. Por un lado, estas canciones conectan con las razones por las que en primera instancia el público se enamoró del grupo. ¿De qué hablaban ‘Yellow’, ‘Shiver’ o ‘Don’t Panic’ sino de amor, de desamor y al tiempo de tratar de ver las cosas desde un punto positivo? En segundo lugar, esa simpleza en lo lírico, puede hacer pupa en su crudeza gracias a su buen envoltorio sonoro, una producción que sí está a la altura de una banda en su sexto disco, y a la que han asistido muy sutilmente personas tan dispares como Jon Hopkins (muy presente en la muy bon»hiber»iana ‘Midnight’), Timbaland (añade unos beats en ‘True Love’) o el infalible y omnipresente Paul Epworth. A pesar de algún ligero punto kitsch, como los coros de alto copete de ‘Another’s Arms’, la combinación de guitarras acústicas con efectos electrónicos (especialmente en ‘Oceans’) es un acierto absoluto. Tanto como una secuencia en la que sí se sabe introducir la co-producción de Avicii del hit ‘A Sky Full of Stars’.

28
Ben Frost


ben-frost-aurora‘A U R O R A’ nos lleva a los mismos lugares inhóspitos que ‘By The Throat’ pero va todavía más directo a la yugular que este título, quizá precisamente porque después de ser elaborado en el Congo mientras Ben viajaba como parte de una instalación de Richard Mosse, se añadieron las percusiones de su habitual colaborador en vivo Shahzad Ismaily, Greg Fox de Liturgy y Guardian Alien y también Thor Harris de los mismos Swans. El resultado es, con la salvedad de algún corte como ‘The Teeth Behind the Kisses’, cuyo nombre habría pegado más a otro tema, un disco menos ambiental, más fiero, más influido por los chorrazos de intensidad del grupo de Michael Gira y probablemente por la cercanía del Nyiragongo, uno de los volcanes más activos del mundo. Una de las (conseguidas) intenciones de Ben Frost es reflexionar sobre la música de baile -Frost, todo un personaje y un gran conversador, en contraste con su música instrumental, dice que no le gustó casi nada de lo que escuchó el año pasado-. Su gusto por redirigir el dance hacia otro sitio, en relación con la clásica correspondencia entre el house y el ritmo del latido de corazón (esta inquietud aparece claramente retratada en ‘Flex’), es un éxito absoluto en ‘Venter’ o ‘A Single Point of Blinding Light’. Un corte que confirma que ‘A U R O R A’ no es ningún hueso, sino una experiencia excitante, asequible y tan bien estructurada y secuenciada como ‘Tarot Sport’ de Fuck Buttons.

27
Single


single-rea

‘Rea’ es top 2 del año para Angèle Leciel. Su top 1, Bigott, ha quedado fuera de la tabla

Si algo caracterizaba los anteriores largos de Single era esa heterodoxia incontenible con la que alternaban folk, reggae, disco, electrónica, jazz, hip hop, psicodelia, cumbia y un sinfín de palos para determinar una personalidad pop como no ha habido otra en el panorama nacional. Quizá por eso, el gran desafío de Teresa Iturrioz e Ibon Errazkin parecía preservar su carácter en un disco conceptual como este ‘Rea’, arraigado en el sonido lovers rock, el rocksteady romántico que emergió de Jamaica a finales de los 60, versiones dub de conocidas baladas anglosajonas. No es un estilo nuevo para el dúo, que ya hizo guiños al género en ‘Pío Pío’ (Errazkin es un verdadero y apasionado experto en música jamaicana), pero sí que es un desafío centrarse en un único estilo. Fruto de la experiencia, de la inspiración o de ambas, Single prescinden del carácter poco complaciente de ‘Monólogo Interior’ y logran la cohesión inapelable de la que carecía ‘Pío Pío’, superando sus propias cotas. ‘Rea’ es, de nuevo, su mejor disco.

26
Cosmen Adelaida


foto fantasma‘La foto fantasma’ es un disco vibrante pero también compensado, con un gran equilibrio en su secuenciación, como aquellos grandes discos de los que recuerdas todos esos temas rápidos y con gancho que te capturan de primeras, pero también los más elaborados, que cambian el ritmo y diversifican los registros del grupo. Sabiamente, su «lado ‘7 picos'» (el mini álbum anterior) irrumpe con medida en cortes tan magnéticos como ‘Dormancia’ (precioso oasis noir en el que Elisa canta con frialdad una historia personal, triste y bonita), ‘El mismo lugar’ (los coros de la batería y los teclados de Javier Carrasco dicen dulcemente “Beach House”), ‘El parque’ (estupenda en su papel de prólogo) o ‘Voces’ (dark pop con trasfondo rural). No son intérpretes virtuosos ni compositores súper originales, pero no hay duda de que Cosmen Adelaida «lo tienen».

25
Charli XCX


Charli_XCX_SuckerYa la idea de dividir su música por colores y que esta etapa sea «el rojo» donde su debut ‘True Romance’ era «el púrpura» parece toda una celebración «bubblegum», pero es que el nuevo álbum de Charli XCX en sí, ‘Sucker’, se recrea en diferentes etapas del género, desde sus inicios sesenteros con títulos como ‘Chewy Chewy’ o ‘Yummy Yummy Yummy’ hasta Shampoo pasando por Helen Love. La revolución eléctrica no es lo más original del mundo tras los últimos discos de Sky Ferreira y Kate Nash, pero la artista logra transmitir la idea de que sus trucos estilísticos son un recurso más pero no una artificiosa estrategia, en absoluto su única idea, y ni siquiera la principal. Y es que aunque ‘Sucker’ sea un disco producido por miles de manos desde Patrik Berger (casi la mitad de los temas) hasta Greg Kurstin (‘Famous’) pasando por Stargate (‘Break the Rules’), y aunque sea un disco tan diferente al anterior, lo mejor que puede decirse de él es que rezuma Charli XCX por todos los poros. Incluso cambiando de matices de una canción a otra, su gusto por las melodías y sus tics a la hora de mezclar estilos empiezan a ser de lo más identificable. De su carrera y de los tiempos que nos ha tocado vivir.

24
Owen Pallett


owen-conflict

‘In Conflict’ es el disco del año para JB

Aunque dijo que no volvería a hacer un disco orquestal después de ‘Heartland’, Owen Pallett ha vuelto a contar con la Orquesta Filarmónica de Praga para la interpretación de los arreglos de su nuevo disco, ‘In Conflict’. Más allá de eso, sin embargo, el cuarto trabajo del canadiense poco tiene que ver con aquel álbum conceptual sobre un granjero llamado Lewis, pues ‘In Conflict’ es mucho más directo y menos atmosférico que aquel en todos los aspectos, no solo en el de la producción, aquí notablemente más diáfana, casi convencional, en comparación con ‘Heartland’; sino también en el de sus bonitas melodías vocales y sobre todo en el de las letras, que parecen sacadas del diario personal de su autor. Tan personales son estas letras, de hecho, que el “siete secreto” de ‘The Secret Seven’ se refiere al número de teléfono real de Owen, el cual el músico añadió al final en espera de que miembros del colectivo LGBT le llamaran para hablar, preocupado por la gran cantidad de suicidios relacionados con esta comunidad que ha habido en tiempos recientes. Brian Eno, por cierto, hace los coros de ‘The Sky’ y ha aportado su granito de arena en la producción del álbum, a pesar de que, en comparación con el alarde de maestría y sofisticación del que Pallett hace uso en ‘In Conflict’, su contribución haya sido más bien discreta. Y es que al final la estrella de este disco no es otro que Owen Pallett…


eels_tctomoeTodos los que hayan leído ‘Cosas que los nietos deberían saber’, la novela autobiográfica de Mark Oliver Everett publicada hace seis años, quizá están esperando una continuación de aquella terrible y divertida historia de su vida. Bien, pues salvo que sólo les atrajera la figura literaria del artista tras la banda Eels (cosa bastante dudosa, por otra parte), aquellos se felicitarán al encontrarse con que la segunda parte de esa autobiografía está contenida en este nuevo álbum de su grupo. Y es que el undécimo álbum de Mr. E no solo contiene canciones de desnudez personal y emocional, sino que además está estructurado intencionadamente en forma de relato. El propio Everett reconoce esa voluntad de que este álbum se convirtiera en un segundo volumen de sus memorias, cuando se encontró con un montón de canciones escritas en torno a su vida personal. En concreto, ‘The Cautionary Tales Of Mark Oliver Everett’ gira sobre cómo E apartó de su vida a una persona sin saber exactamente por qué y pese a que, como narra explícitamente en ‘Agatha Chang’, ella era maravillosa para él. Arrepentido, Everett buscó explicaciones a ese comportamiento destructivo consigo mismo y los que le rodean, y las respuestas que encontró, asegura, le cambiaron para siempre. Por eso, como ocurría en su primera novela, E «sacrifica su propia dignidad» exponiéndose como ejemplo para enseñar una lección de vida sobre lo que no hacer: de ahí el carácter admonitorio del título.

22


1035x1035-Tove-Lo-QueenOfTheClouds-RGB-300dpi-1Tove Lo confirma todo lo bueno que hace ya más de un año hacían presagiar ‘Habits (Stay High)’ o ‘Out Of Mind’ en este disco conceptual sobre los ciclos de las relaciones sentimentales, dividido en tres partes diferenciadas que se inicia con el sexo sin compromiso («La pasión, en el inicio, siempre va a ser la mejor parte»), antesala del amor («Y entonces flipas, porque de repente necesitas a esta persona») que, de forma aparentemente irremediable, termina dejando solo dolor («Y no hay una buena manera de terminar, porque hay un final, ¿sabes?»). Aunque no sea ni mucho menos original, esa línea argumental sirve a Nilsson para estructurar un álbum muy completo que, gracias a unas letras claras, sentidas y, por momentos, muy inteligentes, desprende sinceridad. ‘Queen Of The Clouds’ resulta realmente verosímil en la voz de Tove Lo y eso, como ocurre con coetáneas como Lorde o Charli XCX, es posiblemente lo que marca la diferencia de esta generación con las estrellas del pop de los últimos años.

21 bis
Beyoncé


beyonce

‘Beyoncé’ fue editado 3 días después de que publicáramos nuestra lista de lo mejor de 2013. Este es el puesto en el que nos habría quedado de haber sido editado en 2014.

Ayudadas por la co-producción de Boots, que acerca ‘Haunted’ a los terrenos de Burial y también de unos Timbaland, Hit-Boy o The-Dream como mínimo medio adecuados, las canciones suenan exactamente como esperaríamos que sonara una cantante de treinta años que ha sabido desarrollarse y aproximarse a las nuevas tendencias. El estribillo aportado por Drake en ‘Mine’ es incendiario y hasta aparece Caroline de los infravalorados Chairlift probablemente añadiendo unos simpáticos teclados como co-productora y co-autora de ‘No Angel’. En muchos sentidos y a pesar de sus defectos, ‘Beyoncé’ es el ‘Ray of Light‘ de Beyoncé, y la mención de Madonna no es casual: está muy presente sobre todo en la relación de la maternidad de aquel disco de 1998 con el desprecio hacia la fama (esa imagen de Beyoncé rompiendo trofeos en ‘Pretty Hurts’), que ni aquí ni allí podía encontrar sonidos más introspectivos. Puede que por su acertadísima técnica de márketing, el álbum nos tenga totalmente cegados (también hay un insoportable Padre Nuestro recitado que no hay por dónde coger), pero lo innegable es que entusiasma por la dificultad de conllevar un segundo acierto consecutivo: a pesar de las contradicciones de -glups- “Mrs Carter”, la artista no podía haber encarrilado mejor su carrera.



alt_j

¿Es ‘This Is All Yours’ el nuevo ‘Kid A’ o el nuevo ‘Volta’? Sea cual sea la respuesta, el simple planteamiento se las trae. El segundo álbum del grupo de Leeds toma ideas de un gran disco precedente para llevarlas al extremo, incomodando por momentos al oyente incluso a través de su anti-single. Ciertamente, entre referencias anatómicas o geográficas, las canciones son tan viajeras que a veces no terminan de llegar a ningún sitio (como ese final de ‘The Gospel of John Hurt’ que no aporta nada). En todo caso estamos ante el álbum más digno de un “minuto a minuto” de 2014, pues en él caben campanas, moscas volando o frases en francés. Hay referencias folk, synth-pop y kraut hasta dentro de la misma canción (la intimista ‘Choice Kingdom’). De repente, como sucedía con el disco anterior, te parece oír un guiño a Fleet Foxes (‘Arrival in Nara’), de repente durante un segundo a Stereolab (‘Nara’). Un segundo crees que aparecerá un dubstep, el siguiente una banda sonora de Tim Burton (sigo hablando de ‘Nara’). ¿Será el interludio ‘Garden of England’ un homenaje a Vashti Bunyan o a Britney Spears? Porque la primera parte es bonita, pero la segunda da la risa. Leerás que este álbum es una obra maestra y que es una puta mierda y te convencerán los argumentos de ambas teorías. Fascinante.

20
Metronomy


metronomy_love_

‘Love Letters’ es el disco del año para Joric

Metronomy llegaban a su cuarto álbum a punto de convertirse en superestrellas. Lo lograban de la manera más reconfortante, poco a poco, disco a disco y dando pequeños pasos desde que el segundo, ‘Nights Out’, empezara a dar que hablar en 2008. ‘The English Riviera‘ era su exitosa continuación y ‘Love Letters’ ha sido la confirmación. ¿Se puede reseñar este disco sin utilizar una palabra tan vista como «retrofuturista»? Se podría esquivar por gusto, pero no parece necesario cuando esa probablemente fue la intención de Joseph Mount al aparecer con toda su cacharrería electrónica en los Toe Rag Studios de Londres, conocidos por su carácter analógico, dejando de piedra a su dueño Liam, que les soltó: «vais a odiar este sitio». Pero no ha sido el caso. Metronomy sabían lo que se hacían y han utilizado este lugar para relacionar pasado -representado por su carácter setentero- y futuro -en tanto que su sonido no se queda en el revival sino que suena avanzado y personal-; lo orgánico -lo que suena completamente vivo- y lo digital -lo que suena descaradamente enlatado-. El disco no es perfecto, pero tenemos claro qué preferimos, si un disco buenísimo y una carrera en picado o tres discos que se acercan al sobresaliente aunque sea sin alcanzarlo.

19
Real Estate


real-estate-atlasUn gran muestrario de canciones de pop rock difícil de ubicar en el tiempo, repleto de belleza y melancolía, que transmite de forma explícita el alejamiento en una relación, latente en cada rincón del disco. ‘Talking Backwards‘, ‘Had To Hear’, ‘Primitive’, ‘Horizon’ y ‘Crime‘ se posicionan como las más brillantes gemas del disco, si bien este destaca sobre todo por su discurso sólido y siempre bonito, bonito a rabiar. Quizá Real Estate nunca superen el escalafón de un grupo pequeño, ya que no muestran más ambición que trabajar y mimar el sonido de sus preciosas canciones. Pero a veces esos grupos pequeños con sus bonitos discos pequeños son los que más profundamente se instalan en nosotros, de forma sutil y sin esfuerzo, y se quedan ahí para siempre.

18
Ariel Pink


pom pomEl tercer álbum de Ariel Rosenberg de su etapa a la luz de los medios vuelve a ser otra brillante demostración de su arte único, que va más allá de su imagen peculiar y desconcertante. ‘pom pom’ es otro fascinante paseo por un universo personal, en el que caben glam, surf, pop, rock gótico, punk y funk, por citar algunas de las trazas que contiene su collage, destartalado y coherente a la vez. Como un Frank Zappa de nuestro siglo, Pink toca todos los palos que puede desde una perspectiva irreverente y a veces feísta, desafiando constantemente las normas de lo estándar, lo “razonable”. Pero de ese trance, y ahí reside su talento, no solo suele salir indemne sino vencedor: lo mismo le da coquetear con el funk nuevaolero (‘White Freckles’, ‘Black Ballerina’), que parodiar a una hard-rocker travesti a caballo de un doble bombo (‘Four Shadows’, ‘Goth Bomb’), que juguetear a hacer jingles de programas o productos imaginarios (‘Jell-o’, ‘Plastic Raincoats In The Pig Parade’; ambos coescritos junto al mítico Kim Fowley), que pintar de colores flúor una foto de los Beach Boys (‘Nude Beach A Go-Go’; sí, la misma que versiona Azealia Banks en su debut) o hacer de cuentacuentos musical (‘Exile On Frog Street’).


DAMIEN-rice

‘My Favourite Faded Fantasy’ es el disco del año para ACM

La enorme sensibilidad de Damien Rice ha llenado siempre su música y sus cristalinas letras y así sigue sucediendo en este nuevo álbum que venía presentado por el tema titular. Él dice que este disco es muy diferente de los otros dos y en un primer momento su andrógina voz -que tanto se confundía cuando la descubrimos con la de Tracy Chapman- no se reconoce en ‘My Favourite Faded Fantasy’ que, a lo largo de seis minutos, sí se muestra como un tema muy distinto pasando de lo acústico a la ferocidad de una guitarra eléctrica… que a su vez contrasta con un piano muy chanson. Pero todos estos elementos o las cuerdas no pueden estar mejor utilizados al servicio de las emociones. Y en ese sentido Damien Rice sigue siendo el mismo. El sobresaliente ‘It Takes a Lot to Know a Man’ habla sobre la dificultad de comprender diferentes roles en un hombre o una mujer, y cuando ya estás sumergido en su sencilla historia irrumpe primero uno de los mejores estribillos de su carrera, y finalmente una coda de nuevo fangosa que te hace preguntarte si el sentido de la canción será irónico. Sin duda una de sus composiciones más ricas y además hermosas de su carrera. La complejidad de esta y otras nuevas canciones están a la altura de sus mejores momentos y muy especialmente gracias a su primera mitad, ‘My Favourite Faded Fantasy’ puede mirar cara a cara a ‘0‘ en la lucha por ser el mejor álbum de su carrera. Esperemos que el siguiente número de su particular cuenta atrás (tras ‘0’, ‘9’ y este disco de “8” canciones, tocaría el “7”) llegue cuanto antes.

16
Maria Rodés


Maria_canta_coplaLa copla fue durante décadas el género musical más popular y característico en nuestro país, especialmente en la negra etapa de la Guerra Civil, la posguerra y el franquismo, que lo tomó como adalid de «lo español». Eso le valió también el desprecio de los más jóvenes, que clamaban (a menudo en silencio) por libertad y envidiaban la diversidad cultural extramuros. Ese rechazo se prolongó durante décadas e incluso, en los 80, fue utilizado por algunos artistas como un elemento de provocación. Sin embargo, entre las más jóvenes generaciones de artistas estatales de pop y rock hay un aumento de interés por usar la tradición y el folclore como elemento distintivo y singular. Entre ellos, la cantautora Maria Rodés se arroja ahora al nada desdeñable desafío de reinterpretar, muy a su manera, algunas de las coplas más populares (otras no lo son tanto, algunas ni siquiera lo son) de la historia. Desde el respeto pero sin límites, Maria Rodés presenta una obra fantástica que no solo tiene un gran valor didáctico para nuevas generaciones sino que, además, le permite lucir todo su talento, logrando que unas canciones tan aparentemente apolilladas consigan sorprender, conservando todo el poder trágico de sus letras.

15
Future Islands


future islands singles

‘Singles’ es el disco del año para Mireia

En el pop de hoy día raramente se dan las casualidades, y si Future Islands obtienen toda la atención y reconocimiento que probablemente les debimos ofrecer cuando debutaron hace seis años o cuando publicaron álbumes tan interesantes como ‘On The Water’ es gracias a una buena promoción (4AD, su nuevo sello, es más fuerte en ese aspecto que Thrill Jockey, el anterior) y un management lo bastante avispado como para colarles en el reputado late night de David Letterman, interpretando su nuevo single ‘Seasons (Waiting On You)’. Pero al margen de este y de ‘A Dream Of You And Me’, segundo avance del álbum y nueva muestra de brillantez del grupo, ‘Singles’ es su disco más consistente y el más certero melódicamente. Su arranque abrumador enlaza, tras el primer single, ‘Spirit’, ‘Sun In The Morning’ y ‘Doves’, números que consolidan su personal discurso a lo grande, con una emoción desbordante (en sus letras, Herring desnuda sus sentimientos de forma bastante explícita) que sitúa el listón verdaderamente alto. La banda de Baltimore ha crecido y su nuevo estatus está más que justificado, estrategias promocionales aparte.

14
The War on Drugs


lost in the dream

‘Lost in the Dream’ es el top 2 del año para Miguel Sánchez, por detrás de Avi Buffalo, que no ha entrado en la lista común por los pelos

Adam Granduciel, produciendo él mismo y apoyado en su buena relación artística y personal con sus ya estables compañeros Dave Hartley (bajo) y Robbie Bennett (teclados), aparca en buena medida el sonido espacial y enmarañado que poblaba buena parte de su álbum anterior. Certero y preclaro, parece haber encontrado un hilo del que ir tirando para ir desentrañando aquella madeja un tanto confusa hacia una propuesta mucho más depurada y lúcida. Por supuesto, en ‘Lost In The Dream’ siguen presentes sus influencias de siempre, pero el enfoque es notablemente distinto. Limpiando su sonido de nuevo emergen Dylan y Springsteen, pero esta vez remitiendo a los de ‘Infidels’ o ‘Knocked Out Loaded’, en el caso del primero, y ‘Born In The USA’ o ‘Tunnel Of Love’, en el del segundo, derivando al rock más genuinamente AOR, el de Eagles, Bruce Hornsby y hasta Dire Straits (escuchen el rasgar de vestiduras…), con un sonido de guitarras, cajas de ritmo, saxos y unos sintetizadores que suenan inequívocamente a la Norteamérica de los 80. Con todo, Granduciel logra evocar esa época sin que llegue a sonar nunca caduco o rancio, sino destacando su vigencia, poniendo énfasis en su valor universal.

13
Röyksopp


royksopp_inevitableEl carácter amargo habitual de las composiciones de Röyksopp se manifiesta en el título de este nuevo álbum, que han presentado como el último de su carrera (después continuarán con otros formatos). Teniendo en cuenta que el primer corte del disco se llama ‘Skulls’, es fácil concluir que continúa su gusto por los temas macabros, mortuorios, depresivos. Lo bueno es que saben construir belleza a través de ellos, como transmitiendo el mensaje de que la vida, aunque dure poco, merece la pena. Acompañándose siempre de buenas canciones, Röyksopp han seguido perfeccionando su ya cautivador sonido, con una variedad de beats que tan pronto puede levantarte de la silla como hundirte en la miseria, un muy comedido Autotune, y en general un uso de los sintetizadores y las ambientaciones muy pocas veces visto en el mundo del electropop. Inteligente y sensible a partes iguales, el sutil fondo musical aportado por el dúo es capaz de merendarse la estrofa más emocionante de ‘Sordid Affair’. Ya tiene mérito.

12


morningphaseEl carácter de ‘Morning Phase’ es similar al de su primo ‘Sea Change’: canciones sutiles en cuanto a la instrumentación, pero con un toque luminoso. Y lentas. El propio Beck afirma que ninguna pasa de los 60 beats por minuto y no se arrepiente de ello. Que sean lentas no significa que tengan que estar asociadas con la decadencia, pueden ir enlazadas a un momento particular como el del amanecer, –es el caso de ‘Morning Phase’- donde uno se va desperezando poco a poco. ‘Morning’, con un doble sentido sobre la esperanza de empezar de nuevo, o ‘Unforgiven’ forman parte de ese instante. ‘Turn Away’ funciona de banda sonora para un cowboy moderno y ‘Blackbird Chain’ podría encajar en lo último de Cass McCombs, quizá por el protagonismo del lap steel. ‘Morning Phase’ no es un disco apto para aquellos que piensen que no hubo vida más allá de los 90 para el autor de ‘Odelay’, pero sí una vuelta más que notable y esperada. En definitiva, deja claro el afán preciosista del músico californiano y se sitúa como un disco de madurez. Y además, podría ser sólo una cara del artista: de la otra, la bailable, también se esperan noticias…

11
Wild Beasts


Wild_Beasts-presentWild Beasts es un grupo que propone un synth-pop de preocupaciones intelectuales, con discurso propio y reflexiones que hasta valdría la pena debatir en clases de literatura. ‘Present Tense’ –una de las mejores y más conmovedoras pistas del álbum, por cierto, se titula ‘Past Perfect’– no es un disco político como bien aclara la banda en las entrevistas, pero sí apunta, con ácida ironía pero sobre todo mucho sentido de la realidad, hacia diferentes direcciones del mundo que rodea a sus autores. ‘Wanderlust’ también sirve como queja a un gobierno, el británico, que cobra 9.000 libras a sus jóvenes para que se formen en la universidad. ¿Cómo no va a ser «don’t confuse me with someone who gives a fuck» la mejor frase del disco? Es el reflejo de una sociedad exhausta y abatida por los grandes poderes. A Wild Beasts solo les queda su música y ‘Present Tense’ es la maravillosa confirmación de que a nosotros, por suerte, también nos quedan Wild Beasts.

10
Sun Kil Moon


Benjisunkilmoon‘Benji’ es el disco del año para Raúl Guillén y el único en verdad que fue puntuado con un 9

Tras publicar tres (!) álbumes de estudio el pasado 2013, Kozelek ha retomado el sobrenombre Sun Kil Moon para dar continuidad a ‘Among The Leaves’. En una insospechada pirueta artística, ‘Benji’ es un ejercicio de honestidad brutal dedicado a muertes cercanas, presentes, pasadas o futuras, de amigos, familiares o conocidos del propio Kozelek y a cómo estas se relacionan con su música, exponiendo abiertamente sus más íntimos pensamientos, como pocos autores que se recuerden. Resulta fascinante cómo Kozelek se vale del recurso metamusical para revelar de forma sencilla y cercana que su condición de persona y creador forman un ente indivisible, que se alimentan uno a otro ineludiblemente. Aunque quizá lo más interesante es que Kozelek borra con estas canciones su imagen de triste y la cambia en algo más de una hora por la de un cantautor vitalista, que pone en valor la existencia al ponerla en contraste con la muerte y que, sobre todo, ama la música y todo lo que esta le ha dado; da las gracias, se muestra humilde y, a su modo, casi feliz.

9
Javiera Mena


javiera-otraeraSuperando la presión del hit ‘Espada’, varias de las canciones del nuevo disco de Javiera Mena son ricas en influencias, como ‘Esa fuerza’, que arranca pareciendo un tema de Fangoria, evoluciona hacia los Phoenix de ‘1901’ en su estribillo y termina alardeando de su origen latino. El ritmo de ‘Pide’ es una suerte de R&B, pero sólo para que los sintes, tan tropicales y playeros, resulten más evocadores. Chico y Chica vuelven a parecer una referencia en el «grower» ‘La joya’. Y El Guincho -irreconocible- colabora en ‘La carretera’ (devolviendo el favor de ‘Novias’), sólo para construir un divertimento apitufado de lo más hedonista que por momentos en realidad a quien parece un homenaje es a Camela. Es este otro de los posibles futuros singles, como ‘Que me tome la noche’, de un álbum muy disfrutable en el que a pesar de algunos momentos por pulir, quizá excesivamente chochis, confluyen perfectamente los sonidos europeos (y quizá australianos) que tanto gustan a Javiera y sus propias raíces, creando algo bastante único que ya hubieran querido para sí las grandes estrellas de la música latina que llegan a Los 40 (españoles).

8


azealia-brokeEl disco de Azealia Banks que llevamos esperando 3 años es cosa seria. Aquí encontramos la aún incendiaria ‘212’, recordándonos que no tantas cosas han pasado en el mundo de la música desde que descubrimos a Azealia Banks y aplicaba su impronta al ‘Shady Love’ de Scissor Sisters; y que cien baladas de Emelis y Mileys y diez canciones a lo ‘Dark Horse’ después, todavía podemos decir que la idea de la rapera de hacer un disco sin apenas traps ni dubsteps ni EDM suena bien. En sus momentos urban, a ‘Broke with Expensive Taste’ no hay quien le tosa. Ya conocíamos los beats oscuros de ‘Heavy Metal and Reflective‘ de Lil Internet, o del mismo productor en ‘Yung Rapunxel’, casi una reinvención a lo Harlem de los Crystal Castles más industriales. Pero ahora hay que añadir más material interesante, como ‘Desperado’, ‘Miss Amor’ y ‘Miss Camaraderie’, con el que difícilmente podrás mantener los pies quietos, poniendo seriamente en duda la teoría de que 60 minutos de disco son demasiado para una debutante. En cuanto a su variedad sin perder la coherencia, hay que citar especialmente dos canciones que, más que espantar, trascienden géneros. Cuando llega el punto latino «Mira cómo baila la nena morena» de ‘Gimme a Chance’, y el inesperado momentazo girl-group debido a unos riffs surferos tomados de nada menos que Ariel Pink (‘Nude Beach A-Go-Go’), te das cuenta de que estás disfrutando de un gran disco de pop que puede atravesar fronteras y no de uno sólo pensado para el onanismo del fan hip-hopero.

7
Perfume Genius


perfume geniusComo el de muchos artistas, el tercero de Perfume Genius es el disco en el que vemos a su autor finalmente experimentar y desarrollar su propuesta hacia terrenos hasta el momento inexplorados (aquí recordando a Xiu Xiu y Suicide o colaborando con Adrian Utley). Pero haga lo que haga Mike Hadreas, su música siempre servirá de vehículo para la canalización de unas emociones perturbadas y tristes, y su sensibilidad logra convertir hasta el más inquietante de los escenarios narrados en sus letras en algo hermoso y que, a su vez, puede ser comprendido a la perfección por quien lo escucha. Porque al fin y al cabo las letras de Perfume Genius, por muy reveladoras que sean de su vida en general o de su estado de ánimo en particular, siempre pueden aplicarse a la experiencia personal. “No necesito tu amor / no necesito que me entiendas / necesito que me escuches”, canta Hadreas en ‘All Along’. Quien no se haya sentido así alguna vez que tire la primera piedra.

6
Jessie Ware


jessieware-toughlove

‘Tough Love’ es el disco del año para Jaime Cristóbal

Es cierto que Jessie Ware parece haber sacrificado parte de su encanto original en busca de una mayor accesibilidad, pero el resultado continúa siendo innegablemente sofisticado, elegante y poseedor de una magia única. El disco es el acompañamiento perfecto para su nuevo estrellato (ese que lleva a la artista a colaborar con Disclosure, SBTRKT o Nicki Minaj), un álbum más abierto a la radiofórmula por momentos pero que no olvida el sonido gracias al cual consideramos a la autora de ‘Running’ una de las artistas más prometedoras e interesantes de los últimos años. Un sonido que envuelve melodías de un romanticismo tangible con tejidos sofisticados, atmósferas vaporosas y aterciopelados ritmos por los que la sedosa voz de Ware, que logra expresar en la medida adecuada todo el sentimiento contenido en las letras, fluye como pez en el agua. Un disco, en definitiva, para el recuerdo.

5
Lykke Li


I_Never_Learn

‘I Never Learn’ es el disco del año para Carlos Úbeda

Vestida de viuda, con las manos en el pecho y angustia en el rostro, así aparece Lykke Li en la cubierta de su nuevo disco, ‘I Never Learn’. Por si no quedaba claro, Li no solo ha fracasado en su combate contra los demonios de ‘Wounded Rhymes’ sino que además está mucho, mucho peor y ‘I Never Learn’ vuelve a ser reflejo de que una ruptura, especialmente si es la peor que has sufrido en tu vida, como es el caso, puede estimular la creatividad de manera significativa. Inspirada además por varios músicos de los 70, desde Van Morrison a The Band pasando por Harry Nilson; y por la literatura de Anaïs Nin y Richard Brautigan, además de por su amigo David Lynch, la compositora sueca ha dado en ‘I Never Learn’ con su mejor colección de canciones hasta la fecha, un álbum oscuro como una cueva pero grandilocuente como una trágica epopeya. Algunos hasta lo consideran el nuevo ‘21‘.

4
FKA twigs


fka twigs

‘LP1’ es el disco del año para iko, Sr John y Sergio del Amo

Aunque FKA twigs empieza su disco recitando a Thomas Wyatt, ‘LP1’ es una obra que mira hacia el futuro. O, por lo menos, una que reta al presente con ideas extrañas pero fascinantes, con canciones de melodías sensuales envueltas en paisajes multiformes y repletos de texturas diversas, efectos marcianos y beats lánguidos. Porque ‘LP1’ logra existir en su propio mundo, aun recordando por momentos a otros artistas. Un mundo cuyo ritmo es pausado pero intenso. Algunos de los artistas a los que recuerda FKA twigs son Portishead, que podrían haber firmado ‘Numbers’, un corte de ambientaciones melódicas inquietantes y ritmos corpulentos hechos de goma; o Enya (¿o mejor Julee Cruise?), a la que twigs parece emular en ‘Closer’. Y es que las comparaciones son obligadas en artistas debutantes pero las influencias de Thaliah Barnett en ‘LP1’ no pasan de meras pinceladas. El conjunto del álbum es un paisaje alienígena tras otro (producido por twigs con la ayuda de Dev Hynes, Arca, Emile Haynie, Sampha, Paul Epworth o Cy An) que no recuerda a ninguna otra cosa que se haya hecho antes.

3
St Vincent


St-Vincent

Teniendo en cuenta sólo el voto de los fundadores del site, ‘St Vincent’ sería top 27: son los fichajes posteriores los que de manera muy clara lo aúpan

Dice St. Vincent en las entrevistas que la razón por la que ha decidido titular su nuevo disco sencillamente ‘St. Vincent’ se debe a que ha encontrado al fin su sonido propio. El hallazgo de la de Oklahoma, concentrándonos en este álbum, es uno con el que no obstante ya la identificábamos en discos anteriores, es decir, esa peculiar yuxtaposición de melodías bellas y riffs de guitarra retorcidos y ensordecidos hasta el límite que Clark practicaba en temas tan antiguos como ‘Marrow’ o incluso más ampliamente en su disco anterior, ‘Strange Mercy‘. Entonces, ¿por qué es ‘St. Vincent’ diferente? El disco es un carrusel de emociones que Clark tensa y libera a su gusto y que le otorga un dinamismo y una vida a los que apetece volver una y otra vez. Sus afilados y ásperos riffs y líneas de teclado vuelven a aportar ganchos formidables y la calidad melódica de estas canciones las convierten en grandes himnos pop que a su vez se alejan de convencionalismos con su peculiar estética feísta. La sublimación del «sonido St. Vincent» llegó tan pronto como en ‘Surgeon’, pero este es sin duda el repertorio con el que definitivamente St. Vincent se ha encontrado a sí misma. Qué hará después es ahora el gran misterio.

2
Lana del Rey


lana_del_rey_ultraviolence_album_541_541

‘Ultraviolence’ es el álbum que recibe votos de más redactores: un total de 10 personas lo han apoyado. Eventualmente, resulta perfecto para reflejar lo decadente que ha sido este año en muchos sentidos

‘Ultraviolence’ es un disco 100% Lana Del Rey, más una evolución lógica de su entrega multimillonaria que una ruptura total con su sonido. Puede que detrás de la co-producción de Dan Auerbach de The Black Keys, realizada con «micrófonos baratos» para darle al disco un «espíritu más casual y californiano» y grabando cada toma vocal una sola vez, no haya clásicos a la altura de ‘Video Games’ o ‘Blue Jeans’, pero sí buenas canciones y buenas letras (¿qué esperar de la autora de ‘Money Hunny’?) a lo largo de todo su minutaje. El álbum continúa alimentando la idea de una Lana sumida en una tristeza permanente y alienada del mundo que la adora, angustiada por historias del pasado y del presente e incapaz de vislumbrar un futuro cierto incluso junto a su pareja Barrie James-O’Neill, a quien identifica como un personaje «oscuro» que habita «en su propio mundo». Como Lana.

1
Caribou


caribou-our-love

El álbum de Caribou es número 1 de 2014 para María Clara Montoya y Sebas E. Alonso, top 2 para Lolo Rodríguez y top 3 para Sergio del Amo, entre otros.

Desmontando la teoría de que tanto la electrónica como la experimentación han de ir desligadas de la pasión, el último disco de estudio de Caribou trata el amor –el título es obvio– desde todas sus facetas, yendo de la más romántica a la más familiar (la paternidad influye), pasando incluso por el amor a sus fans y el que profesa por los que ya no viven, como es el caso de ‘Julia Brightly’, un tema de dos minutos dedicado a su ingeniera de sonido, que fallecía esta primavera. Pero lo más interesante de ‘Our Love’ es ver cómo Dan Snaith bebe de la electrónica sin caer demasiado en clichés. En la canción que da título al disco se recoge la influencia de la cultura de club, pero también hay hueco para guiños minimal, deep house o incluso dubstep en contados momentos (el último al final de ‘All I Ever Need’). ‘Can’t Do Without You’ sintetiza todo lo que es Caribou: un músico capaz de unir a todas las masas que amen la electrónica sin que haya que distinguir entre bakalas o modernos, una canción capaz de abstraerte y trasladarte a una pista de baile sin salir de casa. Pero, atención, es el glorioso final del álbum, con ‘Mars’, ‘Back Home’ y ‘Your Love Will Set You Free’, lo que termina de encumbrar esta gran obra del artista a los niveles de intensidad de un ‘Walking Wounded’.

2014, el año de Sia

8

sia2‘Chandelier’ de Sia lidera la lista de las mejores canciones de 2014 para JENESAISPOP con 381 puntos frente a los 304 obtenidos por ‘Can’t Do Without You’ de Caribou. El tema ha sido un éxito comercial rotundo en 2014, convirtiéndose en uno de los sencillos más emblemáticos de este año, pero su calidad tampoco ha pasado desapercibida para muchos medios que la han incluido en sus listas de lo mejor del año.

A pesar de ser su gran éxito como solista, todos recordamos a Sia haciéndose de oro escribiendo canciones para otros. Suyas son ‘Diamonds’ de Rihanna, ‘Let Me Love You (Until You Learn to Love Yourself)’ de Ne-Yo (ambas escritas en el sofá, según ella misma reconoció), ‘Loved Me Back to Back’ de Céline Dion… y suyos también son temas tan reivindicables como ‘Perfume’ de Britney Spears, ‘Pretty Hurts’ de Beyoncé o ‘Cannonball’ de Lea Michelle. Sus contribuciones como artista invitada a los grandes hits ‘Titanium’, de David Guetta, y ‘Wild Ones’, de Flo Rida, son asimismo dignos de mención, pues le dieron una enorme notoriedad. Gracias a ellos Sia es la superestrella que es hoy.

‘Chandelier’ salió en marzo como adelanto del último álbum de la australiana, ‘1000 Forms of Fear‘. Ahora parece mentira, pero esta canción que hoy todos conocemos debutó de manera errante en las listas. En Estados Unidos, tuvo que llegar una niña bailarina con una peluca para que el single despuntara finalmente en la clasificación de singles, donde alcanzó a la postre el top 8. Antes del estreno de su videoclip, ‘Chandelier’, que había entrado al puesto 75, no estaba ni en el top 100 de iTunes. Tras él, el asunto explotó. En agosto, tras varios meses de escalada, alcanzaba su primer millón de unidades, que ya son casi 2 a finales de 2014 sólo en Estados Unidos.

En España ocurrió algo similar. El disco de Sia debutó en nuestro país en el top 31 pero lo hizo con ‘Chandelier’ fuera del top 50 de sencillos. Sin embargo, fue por el impacto de su videoclip y por el boca a boca que ‘Chandelier’ terminó triunfando también en España. El tema es hoy top 4 en Promusicae tras 22 semanas en la lista, habiendo llegado al top 3 como punto máximo. En todo el mundo se calcula que estará entre las 20 canciones más exitosas del año.

Curiosamente, pese a su gran éxito, a ‘Chandelier’ no le han faltado detractores desde el principio. Nuestro colaborador Jaime Cristóbal, defensor de la Sia de ‘Breathe Me’, critica su estribillo y la producción, que define como «hielo seco sónico» («Mucha pompa y poca sustancia, guerra de volumen, de espectacularidad sonora, pero con malos cimientos que no dan para un muro»). Efectivamente, algunos han criticado duramente el tema por su práctica de lo que se llama «loudness war», como la persona que veréis a continuación, mientras otros han asegurado no soportar sus desgarradas, casi histriónicas tomas vocales. Sia fue muy criticada, de hecho, en su paso por el programa de Ellen DeGeneres, donde ‘Chandelier’ dio algún que otro problema a su autora que, aparentemente incapaz de mantener bien los agudos de los estribillos, no dejaba de soltar gallos, si bien hay quien defiende que eran aposta (Sia en su perenne lucha contra la fama y sus contradicciones, ya sabéis).

En cualquier caso, tanto nuestra redacción, como la Academia de los Grammy (nominación a canción y grabación del año, aunque no parte como favorita) y sobre todo el pueblo han hablado, y Sia ya no será nunca más conocida sólo como compositora para otros. Eso sí, el alcance de ‘Chandelier’ ha sido tan alto que parece difícil que ya deje respirar a algún otro de los también notables temas de su disco. La estupenda ‘Elastic Heart’ estaba incluida en el álbum y ha habido un amago de lanzar ‘Big Girls Cry’ («lyric video», alguna presentación televisiva), pero parece que nunca habrá un segundo single en serio. ¿Seguiremos hablando de ‘1000 Forms of Fear’ en 2015 o en realidad, como muestra su colaboración por ejemplo con Eminem, su nominación al Globo de Oro y sus declaraciones sobre esos dos discos que tendría terminados, Sia estará ya a otras cosas? Lo seguro es que callada no va a quedarse…

Bob Dylan tocando para una persona: el vídeo

2

bob dylanEl pasado 24 de noviembre Bob Dylan ofreció un concierto para una única persona, el periodista sueco Fredrik Wikingsson. Dylan lo hizo como partícipe de ‘Experiment Alone’, reportaje llevado a cabo por Wikingsson en el que se investiga cómo afecta al ser humano vivir en solitario experiencias normalmente ideadas para ser vividas en comunidad.

Ahora, el reportaje en cuestión ha sido estrenado -aunque lo esperábamos para el año que viene- y puedes verlo a continuación. Dylan toca a partir del minuto 5.00. El cantautor interpretó en su set versiones de Buddy Holly, Fat Domino o Chuck Willis. Wikingsson aseguró haber salido de la sala con dolor en la mandíbula de lo mucho que sonrió durante el concierto, y no es de extrañar. Atención al momento aplauso, el único en todo el recinto: imperdible.

Lori Meyers, Mishima y Anni B Sweet, al Festival de les Arts

2

mishimaLori Meyers, Mishima, Delorean, Izal, Anni B Sweet y León Benavente son los primeros nombres confirmados para la próxima edición del Festival de les Arts que tendrá lugar los días 5 y 6 de junio en la Ciudad de la Ciencias de Valencia.

Son las primeras confirmaciones de un total de 30 nombres que iremos conociendo en las próximas semanas. Serán conciertos que se complementarán a lo largo del festival con otras disciplinas artísticas como la gastronomía y la ilustración en Les Arts PRO, un encuentro de artistas con profesionales y conciertos acústicos, exposiciones o un espacio gastronómico, entre otros eventos.

Las entradas para el festival ya están a la venta. Las opciones son abono 2 días Les Arts, abono 2 días Les Arts + PRO, abono VIP 2 días Les Arts y abono VIP 2 días Les Arts + PRO. Estas entradas podrán adquirirse a un precio de 24 euros hasta el 30 de diciembre.

Supersubmarina anuncian ‘BCN’

1

Supersubmarina-entrevistaEntre noviembre de 2013 y febrero de 2014 Supersubmarina decidieron hacer algo especial para la recta final de su gira ‘Santacruz’. Coincidiendo con el primer lustro de la banda, aquella gira culminó con 9 conciertos únicos, donde el grupo tocó en directo la totalidad de sus canciones extraídas de ‘Electroviral’, ‘Santacruz’ y ‘Realimentación’ (excepto la versión de ‘Chas, y aparezco a tu lado’, como nos indicaban en una entrevista).

En el aniversario de uno de los conciertos más significativos de ese final de gira, Supersubmarina publica ‘BCN’, el concierto íntegro del pasado 30 de enero de 2014 en Razzmatazz, en un doble Cd y DVD.

Saldrá a la venta el 27 de enero. Os dejamos con el tráiler.

Escucha ‘Lampshades on Fire’, lo nuevo de Modest Mouse

0

modestmouseCuando The Horrors cancelaron su gira europea para volver al estudio, recordamos en nuestra reflexión sobre este asunto a Modest Mouse, que hicieron lo mismo mucho antes pese a que su disco todavía no había llegado.

Este disco, sin embargo, existe y el grupo finalmente anunció su llegada la semana pasada. Se titula ‘Strangers to Ourselves’ y es la continuación del notable ‘We Were Dead Before the Ship Even Sank‘, que, con la tontería, cuenta ya 7 primaveras. Tanto tiempo ha pasado desde lo último de la banda liderada por Isaac Brock que resulta increíble poder escuchar al fin el primer adelanto de este álbum, ‘Lampshades on Fire’, que el grupo ha estrenado vía The Current. ‘Strangers to Ourselves’ sale a la venta el 3 de marzo.

Marilyn Manson estrena ‘Deep Six’

2

marilyn mansonAclarado ya el asunto del vídeo del asalto de Lana Del Rey, que primero atribuimos a Marilyn Manson pero que finalmente no tenía nada que ver con él, el autor de ‘Mechanical Animals’ continúa dando a conocer temas de su nuevo disco, ‘The Pale Emperor’.

En este caso se trata de ‘Deep Six’, un tema mucho más agresivo que el primer adelanto que conocimos del álbum, ‘Third Say of a Seven Day Binge‘, de influencias glam. Puedes escuchar ‘Deep Six’ a continuación y, si te hace, conseguirla ya comprando el álbum por adelantado en iTunes. ‘The Pale Emperor’ sale a la venta el 20 de enero.

Pnau producen a Miley Cyrus

2

miley-tetas-1Mientras esperamos a que Miley Cyrus se decida a dar continuación a ‘Bangerz‘, tenemos que conformarnos con sus constantes salidas de tono y sus colaboraciones con The Flaming Lips. Ahora la artista estrena un nuevo tema, y aunque se trate de una versión de un corte de 1971, es una nueva pista de por dónde pueden ir los tiros en el futuro.

El tema en cuestión es este ‘Look What They’ve Done To My Song’, original de Melanie Safka y que ya hicieran Nina Simone, Ray Charles o la propia Miley como parte de su ‘Backyard Sessions’. La versión de Cyrus llega en clave lo-fi, rozando el country, dejando de lado el pop de su último disco.

La canción, que ha sido producida por Pnau, el dúo que forman Nick Littlemore de Empire Of The Sun y Peter Mayes, es el tema principal de la película ‘Free The Nipple’. Tras esto y su acercamiento a Wayne Coyne, ¿estamos ante otro nuevo giro en la carrera de Miley?

Smith Westerns se toman un descanso indefinido

2

smithwesternsSmith Westerns han anunciado que se toman un descanso indefinido. Lo han hecho a través del Twitter de Cullen Omori, que se ha mostrado triste de que el show del 23 de diciembre de Chicago sea el último durante una larga temporada.

Cullen dice que le gustaría que algunas cosas hubieran sido diferentes pero que se siente muy agradecido por estos 7 años. El grupo publicaba el año pasado ‘Soft Will‘ tras despuntar en 2011 con ‘Dye It Blonde‘.

La invasión extraterrestre de Basement Jaxx

0

Aunque su álbum no aparecerá en muchas listas de lo mejor del año, Basement Jaxx siguen defendiendo el notable ‘Junto‘. Para cerrar la temporada, el dúo de productores estrena videoclip para otro de los cortes incluidos en ese disco. Se trata del tema ‘Rock This Road’, que cuenta con la colaboración vocal de una de las revelaciones musicales de este año, el británico Shakka.

El clip cuenta la invasión de nuestro planeta a manos de unos seres venidos del espacio que utilizan el baile para invadir La Tierra. Sobrado de colores brillantes, estilismos setenteros y estética de ciencia ficción de bajo presupuesto, no deja de tener su gracia.

El bajista de DIIV usa lenguaje homófobo, racista y sexista

0

diivEl bajista de DIIV Devin Ruben Perez la ha liado este fin de semana al utilizar lenguaje “homófobo, racista y sexista” en 4chan. Entre otras cosas, utilizaba la palabra «faggot», «bitch» y «nigger» y hablaba de lo «repulsiva» que encontraba a Grimes, en concreto «su cara y su cuerpo».

La novia del líder del grupo Zachary Cole Smith es nada menos que Sky Ferreira y ella misma lo comentaba en Twitter (“espero que todos aprendamos de sus errores”, decía), recibiendo una respuesta del propio Devin: «no soy sexista, racista o misógino y todo el mundo que me conozca lo sabe. Sólo he dicho una tontería en un foro de anime». Además, publicaba una instantánea de su texto antes de ser «destrozado por la prensa». En él también dice alguna cosa positiva de Grimes («es divertida y brillante, ojalá siguiéramos siendo cercanos»).

Sin embargo, el asunto es serio y según un representante de DIIV, Zachary y Devin están discutiendo la continuidad de este en el grupo, ya que Zachary “no apoya ningún tipo de sexismo, racismo u homofobia en su banda”. “Cole y Devin son amigos muy cercanos y está siendo algo difícil pasarlo por alto. Ver este comportamiento de alguien tan cercano ha sido completamente inesperado”, indica el comunicado.

El último disco de DIIV fue ‘Oshin‘ (2012).

Malú, gran ganadora de los Premios 40 Principales

1

malu-40pEl pasado viernes se entregaban los premios de los 40 Principales, dejando como gran ganadora a Malú, que recibía tres galardones (Mejor Artista/Grupo Nacional, Mejor Canción ‘A prueba de ti’ y Mejor Festival, Gira, Concierto por ‘Tour Sí’). La banda británica One Direction obtenía dos premios (Mejor Artista/Grupo Internacional y Mejor Video Clip ‘Story of my life’) y David Bisbal conseguía también dos estatuillas (Mejor Álbum ‘Tu y yo’, y Premio Especial por su gira internacional de un artista español).

En cuanto a actuaciones musicales, entre lo poco interesante, One Direction y Birdy. La ceremonia puede verse aquí.

LISTADO DE GANADORES DE LOS PREMIOS 40 PRINCIPALES 2014

CATEGORÍA NACIONAL
Mejor Artista o Grupo: Malú
Mejor Artista Revelación: Dvicio
Mejor Videoclip: «Bailando» -Enrique Iglesias
Mejor Album: «Tú y yo»-David Bisbal
Mejor Canción: «A prueba de ti»-Malú
Mejor Festival, Gira o Concierto: «Tour sí»-Malú

CATEGORÍA INTERNACIONAL
Mejor Artista o Grupo: One Direction
Mejor Artista Revelación: Birdy
Mejor Videoclip: «Story of my life»-One Direction
Mejor Album: «X»-Ed Sheeran
Mejor Canción: «Talk dirty»-Jason Derulo
Mejor Artista o Grupo Latino: Wisin

PREMIOS ESPECIALES
Premio Especial Mejor Gira Internacional de Arista Español: David Bisbal
Premio Especial Mejor Artista Rock 2014: Leiva

Os dejamos con la canción del año para esta cadena.

Panda Bear estrena ‘Boys Latin’

1

Ya conocemos ‘Mr Noah’, el pegajoso single del último EP y también del próximo disco de Panda Bear, que sale a la venta el 13 de enero. Tras aquella canción, una de las mejores de 2014 para la redacción, podemos escuchar ‘Boys Latin’, una de las composiciones más llamativas del disco y sobre la que preguntamos al artista en una reciente visita promocional a Madrid (en unas semanas podréis leer el resultado).

El vídeo animado lo han realizado Isaiah Saxon y Sean Hellfritsch de Encyclopedia Pictura.

Lupe Fiasco estrena ‘Madonna (And Other Mothers In The Hood)’

0

El rapero Lupe Fiasco publicará su nuevo disco ‘Tetsuo & Youth’ el próximo 20 de enero. Curiosamente uno de los temas que irán incluidos en este nuevo trabajo lleva por título ‘Madonna (And Other Mothers In The Hood)’, que además cuenta con el aliciente de estar producido por DJ Dahi, que como sabemos, es uno de los innumerables productores que han pasado por las sesiones de grabación del decimotercer disco de la Ciccone.

Pero antes de pensar que Fiasco ha escrito una canción dedicada a la ambición rubia, ya en la intro del tema el artista deja claro que a quien se refiere es a la «madre inmaculada del espíritu santo».

‘Seasons’ de Future Islands, canción del año para Pitchfork

6

Future-Islands-editPitchfork ha publicado esta mañana su lista de mejores temas de 2014, capitaneada, como la del NME, por ‘Seasons (Waiting on You)’ de Future Islands, top 4 en nuestra lista.

El tema es sucedido por ‘Club Goin Up on a Tuesday’ de iLoveMakonnen y ‘Two Weeks’ de FKA twigs. Entre las sorpresas, la llegada de ‘Love Never Felt So Good’ de Michael Jackson al top 10, la inclusión de dos canciones de Taylor Swift en el top 100 a pesar de que ‘1989’ no ha sido reseñado por este medio (y sin que ninguna sea ‘Shake it Off’), o la ausencia de ‘Chandelier’ de Sia, que en su momento señalaron como «best new track«. Aunque el gigante de Chicago no publica playlist oficialmente, los usuarios sí lo han hecho. Este es para Spotify.

01 Future Islands – Seasons (Waiting on You)
02 iLoveMakonnen – Club Goin Up on a Tuesday (feat. Drake)
03 FKA twigs – Two Weeks
04 Caribou – Can’t Do Without You
05 The War on Drugs – Red Eyes
06 Run the Jewels – Close Your Eyes (And Count to Fuck) (feat. Zack De La Rocha)
07 Beyoncé – ***Flawless (feat. Chimamanda Ngozi Adichie)
08 Perfume Genius – Queen
09 Future – Move That Dope (feat. Pharrell, Pusha T and Casino)
10 Michael Jackson – Love Never Felt So Good (Original Version)

Alcampo se cachondea del cierre de The Pirate Bay

11

alcampoEl «community mánager» de Alcampo (porque esta profesión existe, ¿cierto?) se ha apuntado un tanto al comentar en Twitter el cierre de The Pirate Bay con bastante gracejo. Estos hipermercados han decidido reírse del asunto comentando que «avalanchas de clientes han arrasado con las estanterías de música y cine por el cierre de The Pirate Bay». El comentario ha sido retwitteado más de 10.000 veces y marcado como favorito 5.000 y ha producido hilarantes respuestas de Fabrik o Ballantine’s, con incluso citas a la policía.

Al margen del festival del humor posterior, esta tontería sirve para que recordemos con nostalgia aquellos días en que los hipermercados eran una referencia en distribución de música, con secciones e incluso salas propias. Evidentemente los sellos independientes tenían problemas para llegar a ellos, pero recordamos comprar decenas de lanzamientos, e incluso maxi singles, en su día de salida. Hoy a duras penas se distribuye lo que podemos encontrar en el top 20 de Promusicae, lo cual no es muy raro si recordamos el lugar que ocupan los discos en la mismísima Fnac.

AMA estrenan ‘Verdadero o falso’

1

AMA-VERDADEROAMA, de vuelta en Jabalina tras su aventura de 2009, estrenan hoy ‘Verdadero o falso’, el single digital de adelanto del que, en enero de 2015, será el cuarto álbum del grupo, cuya formación actual está compuesta por Borja y Javier Sánchez (guitarras, teclados, voces), Andoni Etxebeste (batería) y Yon Vidaur (guitarras, teclados y programaciones).

Así describe el sello el próximo álbum: «si siempre se han caracterizado por elaborar canciones pop, sin trucos, ni artificios, en su nuevo disco consiguen multiplicar los efectos de su fórmula sin necesidad de distorsionar el modelo que ellos dominan, con una diversidad para llevarlas a cabo y una claridad de ideas deslumbrante».

El disco saldrá en 12″ y digipack.

Por cierto, este sábado 20 de diciembre es la fiesta de aniversario de Jabalina en el Ochoymedio de Madrid. Tocarán Parade, Pumuky, Doble pletina y Apenino. Pincharán Marina de Klaus & Kinski y Tanís Abellán. Entradas, aquí.

D’Angelo se «hace un Beyoncé»

5

D'Angelo_-_Al final sí que se han cumplido las premoniciones que hablaban de un lanzamiento sorpresa a finales de año. Pero mientras el mundo entero miraba hacia Kanye West, Rihanna o Adele, ha sido el mítico D’Angelo el que se ha atrevido a «hacerse un Beyoncé». Justo cuando están a punto de cumplirse 15 años desde la edición del enorme ‘Voodoo’, que se publicaba originalmente en enero de 2000, ha salido de manera inesperada el nuevo trabajo del artista.

La semana pasada empezaban a filtrarse algunos avances que anunciaban la publicación inminente de este ‘Black Messiah’. Días después comenzaban a aparecer fotos en internet de gente con la edición física del disco en sus manos. Ayer domingo se estrenaba el primer adelanto a través de Red Bull, este ‘Sugah Daddy’, tan heredero de Prince como del sonido de la Motown.

Tras unas sesiones de escucha en Nueva York en las que se revelaron algunas contribuciones de Q-Tip, ?uestlove de The Roots y Kendra Foster de Funkadelic, el disco ha aparecido a la venta en iTunes y en plataformas de streaming.

Tras la publicación de ‘Voodoo’ en 2000, muchas eran las informaciones sobre que el artista estaba trabajando en el que tendría que haber sido su tercer disco, pero nunca llegaban a materializarse, a pesar de constituir anuncios más o menos oficiales. Debido a todas esas falsas alarmas, el anuncio que hacía su manager a principios de este año de que el nuevo disco del artista iba a salir este 2014 casi pasaba inadvertido. Hasta hoy, cuando se ha terminado al fin la espera por este nuevo trabajo que D’Angelo firma junto a The Vanguard.

‘Black Messiah’, que se lanza por tanto en competencia con lo nuevo de Nicki Minaj, es ya top 4 en iTunes USA. ‘Voodoo’ fue en su momento número 1 en este país y terminó despachando casi 2 millones de álbumes, aunque lo que realmente da vértigo es su lista de reconocimientos: sin duda uno de los lanzamientos más influyentes de su generación, como bien saben Common, Frank Ocean o Justin Timberlake. ¿Estará ‘Black Messiah’ a la altura?

Britney Spears sacará single con Iggy Azalea

6

britney-perfumeIggy Azalea, otra de las protagonistas de nuestra lista de mejores canciones de 2014, ha anunciado que prepara single con Britney Spears. Será ya no, lógicamente, de esa reedición de ‘The New Classic‘ a la que nadie ha prestado atención, sino supuestamente el primer sencillo de lo próximo de Spears.

Según ha dicho Iggy Azalea en una radio, el sencillo saldrá a principios de 2015. «Tenemos una canción que va a ser su primer single el año que viene. Dijo que quería trabajar conmigo en una entrevista y entonces me llamaron y grabamos una serie de cosas diferentes. Una de ellas terminó siendo, creo, indudablemente grande. Ojalá todo el mundo pueda oírla a principios del año que viene».

Se acerca, pues, la continuación de ‘Britney Jean‘. ¿Será «artsy fartsy«?

Mark Ronson y Bruno Mars arrasan

3

uptownMark Ronson tenía que adelantar el lanzamiento del tema que tenía preparado junto a Bruno Mars después de que este fuese versionado en la edición británica de ‘X Factor’. El caso es que la jugada le ha salido bien y ‘Uptown Funk’, una de las mejores canciones de 2014, ha arrasado en las listas británicas. El tema es el nuevo número 1 directo con 118.000 puntos, procedentes de 105.000 unidades vendidas y nada menos que 1,35 millones de streamings.

Se trata del primer top 1 para Mark Ronson, pues ‘Stop Me’ y ‘Valerie’, con Amy Winehouse, se quedaron en el top 2, esta última, eso sí, convirtiéndose en un enorme «sleeper».

Mark Ronson ha enviado un comunicado para celebrar este éxito: «Este es mi primer número 1 en singles como artista o productor, así que quiero dar las gracias a todos los que han comprado, bajado o pinchado ‘Uptown Funk’ esta semana. Es lo más guay de la historia. También tengo que dar las gracias a Phil Smeeze, Jeff Bhasker y a Bruno Mars, sin los que no habría «jam»».

Mónica Naranjo critica a Sabina por bromear sobre Pastora Soler

18

joaquinsabinaJoaquín Sabina ha sido el protagonista musical del fin de semana tras no poder terminar el primero de los conciertos que tenía que dar en el Palacio de los Deportes de Madrid. Según informa El Mundo, abandonó el escenario a los 40 minutos de empezar, después volvió a subir, se excusó hablando de miedo escénico, pudo continuar, pero al final terminaba media hora antes de lo previsto tras interpretar ‘Y nos dieron las 10’. “No va a haber más. No me encuentro nada bien. Lo siento”, decía antes de abandonar el show llorando.

Sabina ha recibido mensajes de ánimo de gente como Dani Martín o Ismael Serrano, pero hay quien también está siendo muy crítico con él. ¿La razón? Al hablar de miedo escénico, se le escapó un comentario bastante desafortunado hacia Pastora Soler, que se ha retirado de la música por miedo escénico. “Hoy, por exceso de ganas de estar bien delante de mi gente de Madrid, me acaba de pasar llegando a cosas feas un Pastora Soler”.

Tony Aguilar de 40 Principales ha dicho en Twitter: «Lo siento Sr. Sabina pero hacer broma sobre las tablas, de una compañera enferma, no es propio de alguien con su grandeza artística!». Y Mónica Naranjo también se ha mostrado enfadada: «Quedan pocos artistas con la disciplina de Pastora Soler. A mí me podría pasar lo mismo que a ella. Sabina, te has pasado de la raya…»

Os dejamos con un vídeo con el precipitado final del concierto. El setlist, aquí.

Mejores canciones 2014

104

Pensábamos que nada podría captar la sordidez y la tristeza que desprende la Estación Sur de Autobuses de Madrid mejor que ‘La mujer sin piano‘. Pero sí. Los Claveles lo han conseguido y sin recurrir a la imagen. ¿Es este tema, tan costumbrista, el escenario de la desolación o deja una puerta abierta para la esperanza? Esa contradicción ante la agridulce pintada «rumano, 23, la chupo gratis» («Y al leerlo me siento como en casa / Y al leerlo no puedo evitar una arcada») es sólo una muestra de una ingeniosa letra que genera -sí- arcadas o ganas de coger palomitas, dependiendo del día. Mención especial, de nuevo, para la voz impasible y macarra de Marcos Rojas, una de las más personales y reconocibles del indie nacional, y por tanto, una de nuestras favoritas.


La última banda que España ha sido capaz de exportar ha sido la de las madrileñas Deers. Como teloneras de The Libertines o programando conciertos solas por toda Europa, las chicas despuntaron después de ganar el concurso de Make Noise Malasaña. Hay bastante gracejo en este single titulado en castellano pero compuesto en inglés: está su punteo durante las estrofas, el crecimiento de su estribillo y su carácter coral, con una de las voces cada vez más desgarrada. No todos los grupos garageros nos dejan un hit tan destacado.


Nacía en principio como una revisión de ‘Full of Fire’ de sus colegas The Knife, pero Planningtorock publicaba la versión definitiva y totalmente independiente de este temazo en su disco de este año. Un rompepistas machacón que sólo repite dos frases sobre la identidad de género. Hábilmente, Jam se apoya en un discurso fácil y directo para buscar la mayor eficacia de su mensaje, y en consonancia, el ejercicio musical empleado es el más accesible que haya mostrado nunca.

97
Jack White


El estilo de White es tan marcado que no podría confundirse con el de otro artista, con sus clásicas distorsiones ratoneras, su sonido retro y su manera de cantar que cada vez se parece más a la de un telepredicador. ‘Lazaretto’ no trae novedad alguna bajo el brazo, al margen de ese inesperado solo de fiddle, y casi podría pertenecer a un disco de cualquiera de sus proyectos. Pero su eficacia como single, aproximándose por momentos al poder de los mejores White Stripes, es rotunda y «como en madera y yeso» será una frase inevitablemente ligada a 2014.

96
El Palacio de Linares


Un reconocido homenaje al ‘Faith’ de George Michael que incluye un «casi inescuchable rapeo de su ídolo Garbanzo», además de divertidas menciones a ‘Ponyo en el acantilado’, ‘El príncipe de Bel-Air’ y su protagonista Will Smith. Puro humor costumbrista (ese estribillo lleno de «olas de lubinas, de doradas») que lograba hacer sombra a su excelente primer 7″ para Elefant. Una pena la separación de la banda: prometían dejarnos momentos muy divertidos.

95
Meghan Trainor


Una gran canción de pop. Como siempre, se trata de los ingredientes pero también de un extra inexplicable. Los primeros están todos en su sitio, de hecho es una canción impecablemente construida: un bajo apropiadamente excitante para ese título, un beat simple y contemporáneo, y todo un puzzle de elementos simples deudores del pop de los 50 y 60. La propia temática de la letra es un clásico recurrente del blues y del rhythm & blues. El extra inexplicable lo aportan esa melodía -que casi podría ser de una canción de doo wop- y el cambio de tercio tan oportuno que supone en los «charts»: es como un regreso a la veta abandonada tras la muerte de Amy Winehouse, y suena jubilosamente refrescante después de varios años de pop EDM e imitadoras del ostentoso vibrato de Rihanna.

94


En ‘Here And Nowhere Else’, cuarto álbum de la banda comandada por Dylan Baldi, la furia se convierte en su rabioso elemento central. Pero en su planteamiento hardcore-punk también hay espacio para la melodía, como atestigua la vibrante, eufórica, ‘I’m Not A Part Of Me’, una canción sobre tomar aire y proclamar la individualidad en una relación, plasmada en un divertido vídeo que muestra una fiesta de pijamas que disipa la inocencia con sustancias tóxicas. Una fantasía adolescente hecha realidad.

93


La británica Lauren Henderson irrumpía con fuerza en la carrera por liderar el pop influido por la EDM, liderada casi siempre por artistas suecos, con este fantástico tema, recitado con encantadora y sexy desgana y mucho magnetismo, acentuado por un clip bastante chulo y su letra sobre esa sensación inigualable de bailar en la más estricta soledad.

92
Univers


El tema ‘Minerals’ que teníamos el gustazo de estrenar en nuestro site mantiene la influencia en densidades de gente como The Jesus & Mary Chain junto a la agitación del punk, la percusión de Phil Spector (sí, comparten referencias con The Raveonettes) y los punteos y la inmediatez de los mejores R.E.M. Una potente y evocadora revisita a la C-86 en este caso con guiños a The Cure que no es de extrañar que también saliera fuera de nuestras fronteras de gira.

91
Taylor Swift


Descubrir a estas alturas que Taylor Swift es una máquina de crear temas perfectos es poco menos que ridículo. A pesar de su imagen -tan bien construida- de niña buena del pop, hay que dejar de lado al hipster snob insobornable cuando uno se enfrenta a joyas como este ‘Shake It Off’, que la rubia acaba de estrenar, y rendirse a su encanto, que lo tiene y mucho. Si abandonase de una vez por todas el lado country y ñoño de su carrera y se centrase en hitazos como este, no despertaría ninguna duda, pero como dice la letra de la canción, “haters gonna hate”, así que…


Zach De La Rocha barre lo que puede para casa en uno de los números más potentes del último disco de Run The Jewels, el proyecto de El-P y Killer Mike que se regodea en la tradición hip-hop pero a la vez es capaz de renovar el género. Este trallazo cercano a Public Enemy con la impronta de Rage Against the Machine perfectamente encajada es uno de los mejores ejemplos.


La gran baza de este tema es su majestuosa melodía, totalmente memorable desde el primer segundo e interpretada además por un Hayden Thorpe, en su estilo, afectado a la par que eufórico ante la enorme y hermosa pero sencilla «verdad» de la vida. Es una canción pequeña, de apenas dos minutos y medio, pero que deja una profunda huella. «Deja que tu amor sea la prueba», canta Thorpe, entusiasmado. «Sé que esa es la verdad». «Existe belleza allá fuera / solo has de saber dónde». «La belleza es verdad; la verdad, belleza, eso es todo», que diría John Keats.

88
Hercules & Love Affair ft John Grant


Hace dos años conocimos la primera versión de esta canción a través de una remezcla. La versión de estudio definitiva para el último disco de Hercules & Love Affair estaba a la altura de su intenso trasfondo: Andy Butler cuenta que la decisión de cantar sobre ser seropositivo fue del propio John Grant y que él mismo le dijo que no hacía falta que llegara tan lejos en esta canción si no se sentía cómodo, pero el autor de ‘Pale Green Ghosts’ lo quiso así. «Me contestó que de eso es de lo que iba la canción. Lo que salió fue una canción elegante con John cantando y desnudando su corazón».

87
Meg Myers


Publicada como avance en Soundcloud a finales de 2013, pero reforzada en enero encabezando su EP y estrenando su vídeo, ‘Desire’ es una vibrante composición que merece la pena rescatar del olvido. Una canción sobre follar inspirada en Nine Inch Nails y con un genuino solo de guitarra cortesía de Steve Stevens (Billy Idol), que tiene unos textos tan directos y sórdidos («voy a romperte, voy a arrojarte a los perros») que fueron suficientes para que su último novio la mandara a paseo. Este tema es, junto a ‘Heart Heart Head’, el mejor hallazgo de momento de esta mezcla entre Kate Bush y Lorde, aunque es para reírse que consideremos «oscura» a la neozelandesa al lado de Meg Myers.


Si hasta Madonna se ha fijado en él, es que algo estará haciendo bien este chaval de 20 años del que no nos cansamos de hablar. Parecía que cada sencillo que publica MNEK es más interesante que el anterior pero con ‘Wrote A Song About You’ consiguió tocar techo con una canción pop perfecta que va in crescendo hasta ese final bailable en el que el artista se desata, y que debe tanto a sus colaboraciones con Gorgon City y Rudimental como a la influencia de su adorado George Michael. Promete disco para 2015, estaremos atentos.

85
Maroon 5


Que sí, que el falsete de Adam Levine puede tener algo de irritante. Nada que no resuelva por otras vías. Pero al margen de eso, ‘Maps’ es otro de esos hits irresistibles que construyen de vez en cuando Maroon 5 (y algún tipo de medio de comunicación debería destacar que contra todo pronóstico van unos cuantos). Imposible no subir el volumen cada vez que llega el estribillo: es uno de los más contundentes del año.

84
Mark Ronson ft Bruno Mars


No extraña que tanto Mark Ronson como Bruno Mars hablen de este ‘Uptown Funk’ como de lo mejor que han hecho. Ronson no tiene que demostrar a nadie su capacidad para rescatar el sonido de la Motown y el funk de los 70, pero esto es otro nivel. Esta manera de resucitar a James Brown, Chic, The Time, incluso al Prince más funk, no puede ser más irresistible. No le hace falta contar con estribillo contundente para conseguir que se nos muevan los pies solos mientras se desata esa explosión de vientos…


El disco de Bassmatti & Vidaur estaba lleno de canciones vibrantes y muy bien armadas que ya podemos considerar infravaloradas. Entre ellas destacaba esta eufórica canción que con otra voz y producción bien podría haber incluido un góspel. Sus vientos y cuerdas, en su lugar, te elevan igualmente.

82
Timber Timbre


En la estela de los mejores Richard Hawley y Destroyer y con un sensual videoclip con triste stripper que conecta sobre todo en sus flashazos con David Lynch, este envolvente tema era uno de los grandes vencedores del notable disco de Timber Timbre, en el que despuntaba el saxo de Colin Stetson. La preciosa canción de acampada nocturna ‘Grand Canyon’ también ha recibido votos de algunos colaboradores.


‘Don’t Wanna Dance’ es la canción del año para Jaime Cristóbal

La revelación danesa del año se deshacía de las comparaciones con Lana del Rey en la voz gracias a un disco variado en el que destacaba este corte sesentero. ‘Don’t Wanna Dance’ en principio sí podía sonar tan hollywoodiense como el repertorio de la autora de ‘Ultraviolence’, pero nunca Lana ha sonado tan viva como el homenaje a las «girl groups» de este estribillo que encierra una deliciosa contradicción. Imposible no bailar…

80
Mourn


La influencia tan jevi de PJ Harvey o Sleater-Kinney en el grupo de adolescentes catalán Mourn puede no impresionar demasiado, pero ese es el único pero para canciones tan sólidas como el single ‘Otitis’ o el arranque de su debut ‘Your Brain Is Made of Candy’. Es llamativa, además, la fuerza que tanto Jazz como Carla Pérez como vocalistas saben transmitir. Acostumbrados a voces debiluchas e inaudibles en el indie nacional, es una verdadera gozada escuchar la confianza que transmiten. ¿No nos quejábamos de que la música alternativa del país estaba dominada por treintañeros? Pues Mourn son cuatro tazas.

79
Verkeren


Uno de los himnos claros del último pop en castellano. Un suma y sigue en el que encontramos adverbios en «mente» usados con insólito gracejo, un bailable bajo funky, teclados synth-pop construyendo una intro excelente y un puente excitante, por supuesto un gran estribillo y un vídeo inolvidable. No sabemos si serán «one hit wonders» pero es lo mínimo que se merecerían.

78
Kwabs


Después de tantear a SOHN y a Plan B en sus primeros sencillos, el británico Kwabs sorprendió situándose en el pop con un tema -casi un himno- tan comercial en su forma que dejó descolocado a más de uno. Pero la canción no deja de ser tan sólida en su forma (esa percusión y esos coros finales) como en su contenido. A pesar de que ‘Walk’ ha pasado sin pena ni gloria por los charts británicos, eso no impide que sea merecedora de aparecer entre lo mejor de este año. En Alemania ya se han dado cuenta y acaba de ascender al top 5.

77
Sun Kil Moon


Mark Kozelek dedicaba la canción que abría ‘Benji’ a la muerte de una prima segunda por un accidente doméstico (el azar quiso que muriera quemando basura, exactamente de la misma forma que su propio abuelo y tío de Mark, al que después dedica ‘Truck Driver’). Una interpretación solemne y vitalista, en la que su voz y la peculiar sonoridad de una guitarra portuguesa cuentan con el respaldo de las voces de Will Oldham (Bonnie ‘Prince’ Billy) y Jen Wood (The Postal Service). Ese es el vehículo para narrar con todo lujo de detalles el incidente, su regreso a Ohio para estar con su familia en tan duro trance o las extrañas sensaciones ante la muerte de una persona joven a la que quería pero que apenas había tratado. La línea final «ella solo era mi prima segunda, pero eso no significa que no vaya a dedicarle una poesía y hacer que su nombre sea conocido en cada ciudad» muestra que este gran álbum no solo habla de muerte sino también de amor, agradecimiento, arte y creación.


‘Without a Face’ es la mejor muestra de que el álbum ‘Passerby’ será un hallazgo para cualquiera que guste del pop rock basado en el folk y la americana. Poco más que una guitarra y la preciosa voz de Zoë Randell bastan para crear el ambiente intimista de la canción, si bien el sutil arreglo final es capaz de elevar aún más este corte, que parece versar sobre el paso del tiempo a partir de una vieja fotografía.

75


El rapero de 20 años de Chicago, tras girar con gente como Disclosure, publicaba un EP que incluía este adictivo sencillo que, lejos de los ritmos agresivos del hip-hop, buceaba en realidad por las bellas profundidades del deep-house. Poco hemos sabido de él desde la publicación de este contagioso single en mayo, pero ni medio año sin noticias significativas de Vic Mensa han logrado que ‘Down on my Luck’ caiga en el olvido.


Hay quien dice que, con ‘Me gusta que me pegues’, Los Punsetes pierden gracia porque se repiten. Estamos seguros de que alguien, una vez, echó en cara eso mismo a los Ramones. Y es que parece que, en lugar de celebrar su capacidad para fabricar hits (porque este será otro hit, no lo dudéis) identificables, lo que ya podríamos llamar la #marcapunsetes, hay quien cree que les ha llegado la hora del #túantesmolabas. Es una pena que parte de su público no sea capaz de disfrutar de esas guitarras desenfrenadas, volcánicas, del innegable gancho melódico de estrofa y estribillo. Más directo y sencillo, más en la línea de ‘Dos policías’ o ‘Tus amigos’ que del grower ‘Alférez provisional’, ‘Me gusta que me pegues’ es un buen pepino.


El jovencísimo Avi Zahner-Isenberg opta en su esperado segundo disco por una vía amable, una instrumentación rica y cálida que a menudo apunta a la exquisitez de George Harrison o Elliott Smith. Ocurre, sobre todo, en los momentos más sencillos, en la belleza triste de ‘Overwhelmed With Pride’, una evocadora canción perfecta en su melodía y sus mimados arreglos, un emocionante colchón para una letra en la que la sonoridad de las palabras es tanto o más importante que su significado.

72
Years & Years


Ojito con el proyecto de Olly Alexander, Mikey Goldsworthy y Emre Turkmen porque pueden transformarse en los nuevos Cut Copy y hacer que todo el mundo se olvide de que Olly actuó en ‘Skins’ y aparece en la película ‘God Help The Girl’. Ya tenían un EP editado con Kitsuné pero el hit que ya lleva un millón de escuchas en Spotify y 5 millones en Youtube salía este verano. Y con razón: pocas veces un ritmo reggaeton ha logrado dar lugar a una canción tan evocadora.

71
Say Lou Lou ft Lindstrøm


Seguimos a verlas venir en cuanto al debut de Say Lou Lou y hace tiempo que Lindstrøm no nos llega como en la era ‘Wherever You Go I Go Too’, pero ojo, ambos han dado con la tecla en este irresistible llenapistas nu-disco que nos hace pensar que la espera por ‘Lucid Dreaming’ puede haber merecido mucho la pena. ¿Logrará Róisín Murphy volver con un tema tan bueno?


El ex líder de Girls se revelaba como un compositor clásico fantástico en su segundo álbum, que resultaba mucho más country de lo que esperaba él mismo. Entre varios sencillos desde adelanto destacaba este: inmediato, limpio y encantador, que además se veía enriquecido con un vídeo autoparódico que recordaba a ‘Don’t Tell Me’ de Madonna.

69
John Grvy


Ecos de TV On The Radio y discreto pero efectivo sample de ‘Blue Jeans’ de Lana del Rey, y también muchas excitantes ideas propias en el single estrella de este artista revelación nacional, que para más inri, habla sobre «una serie de chicas random de Malasaña». El tema se beneficia del doble juego de su título. Él se vuelve loco por ella y tú por la canción.


El pop chileno continuaba demostrando su buena salud con este tema de Fakuta, hilarantemente inspirado en la película ‘Carrie’, que conectaba a los Pet Shop Boys con Phoenix y C.C. Catch. A pesar del brillo que irradiaba, oficialmente la canción era también «una metáfora sobre romper con el comportamiento femenino social adecuado y una alusión a las tormentas solares, una de las teorías del fin del mundo científicamente más probables de concretarse».

67
The War On Drugs


Adam Granduciel limpia su sonido y emergen Dylan y Springsteen, los del sonido primitivamente electrónico de los 80, los del mejor AOR que también frecuentaron Eagles o Dire Straits. ‘Red Eyes’, sinuosa y trepidante, nos conduce (nótese el muy intencionado símil automovilístico) por rutas de asfalto y neón, con un fantástico single en el que se equilibran melancolía y energía.

66
Sam Smith


El baladón ‘Stay With Me’ da espacio de sobra a Sam Smith para lucirse vocalmente, pero lo hace además con una melodía de esas que dejan huella aunque no quieras, unos arreglos orquestales imponentes y un coro góspel que es la mejor guinda del pastel posible. Escalofriante canción que es ya el clásico insignia de Smith… de momento.

65


‘Visiones’ es una de las mejores canciones que jamás ha grabado Aries, un estupendo single en el que una melodía luminosa y una rica instrumentación contrastan con una letra catastrofista («veo casas y ciudades arder / siento átomos que estallan» (…) «un cometa se apaga / ¿y si nunca te vuelvo a ver?»). Un tema tan inmediato que su parte más pegadiza tarda 15 segundos en llegar y que ella misma reconocía haber «vomitado» en cinco minutos. Se nota…


‘… And Star Power’ era una loca aventura que no llegaba a buen puerto por la excesiva excentricidad de su segunda parte. Pero el dúo de Los Ángeles también dejaba claro en él que es muy capaz de hacer cosas sublimes, como por ejemplo este ‘How Can You Really’ en el que condensan rock, soul y glam clásicos sin perder su carácter irreverente y retorcido.

63
The Pains of Being Pure At Heart


En ‘Days Of Abandon’, Kip Berman abandonó el artificio noise para dejar sus canciones en los huesos, y dejar brillar su esencia melódica más pop. El mejor ejemplo es ‘Kelly’, curiosamente una de las canciones en las que Berman cedió el protagonismo vocal a Jen Goma de A Sunny Day In Glasgow. El trabajo de la cantante es tan exquisito en esta preciosa gema pop que robaba el protagonismo al grupo, y ya no queremos imaginar otro disco de The Pains sin ella.


Pensábamos que había un acuerdo tácito -mundial pero tácito- para no formar más grupos que sonaran a Joy Division, pero nos equivocamos de lo lindo: el año pasado Savages triunfaron bastante con ‘Silence Yourself’ y este 2014 sólo hacían falta tres escuchas de ‘El último hombre del mundo’ de Trajano! para darse cuenta de que la canción permanecerá para siempre. Es una composición absolutamente impecable. Tiene su estribillo, un estribillo tan improbable como «no, por favor, no me saquéis de la cama / no quiero más muertos a las ocho de la mañana», pero un estribillo como una casa; y sin embargo su gancho principal, como sucede en tantos hits de The Cure, desde ‘Boys Don’t Cry’ a ‘Friday I’m In Love’, está en el estupendo riff de guitarra, que ansías volver a oír en cuanto pasan estos 2 minutos y 40 segundos. Un temazo para oír en bucle en el que para mayor aturdimiento, se te van los pies mientras el vocalista habla sobre el Holocausto Nazi, la Guerra Santa y los muertos que se amontonan en la casa del Señor.

61
Wallis Bird


La irlandesa Wallis Bird probablemente no tenía a Moloko en mente cuando componía esta canción, pero cuando la entrevistábamos, reconocía a Róisín Murphy como una «estupenda buscadora de diferentes sonidos», añadiendo que ella también venía «de ese lugar en el que se buscan cosas» y añadiendo que ‘Sow Into You’ le sonaba «a 2016». Puede que ‘Hardly Hardly’ no llegue tan lejos en su avance de futuro pero hay algo que sí está 100% conseguido: el modo en que te incita a mover el culo y salir adelante, rozando por momentos lo activista.

60
Single


‘Me enamoré’ es la canción del año para Angèle Leciel, si bien ‘Rea’ finalmente obtenía más votos

Pese a no ser una canción inmediata, las semanas y los meses fueron mostrando que el dúo de origen donostiarra no se había equivocado eligiendo como primer single el corte que daba título a su nuevo disco de estudio. No tanto como reflejo de las «canciones lovers» que lo pueblan (es casi la que menos encaja en el patrón jamaicano del que partían Ibon y Teresa), sino porque ejemplifica la grandeza de Single, su aproximación a la «música ligera» y popular pero desde una perspectiva siempre elegante y extremadamente personal, asistida una vez más por los arreglos inauditos de Genís Segarra. En esta ocasión, aunque recurran a un «folletín» sentimental y a imágenes cursis, no hay remedio: las caderas se balancean, y en sus brazos nos sentimos reos.

59


El disco publicado este año por tUnE-yArDs es el más accesible de su carrera y, por tanto, no podría haber encontrado mejor primer adelanto que este ‘Water Fountain’ de canturreos pegadizos y arreglos y paisajes sonoros esquizofrénicos. Por otro lado, ese «escucha las palabras que digo» sigue vibrando con potencia autoritaria y conduce hacia uno de los clímax más excitantes que se recuerdan en el pop reciente.

58


‘Blue Moon’ es la canción del año para María Clara Montoya

Las palabras escogidas por Beck para definir su nuevo trabajo son «tumulto» e «incertumbre» y, sobre todo, está la idea de la «larga y oscura noche del alma», que tan bien captura este sencillo. Hay algo trascendental, que va más allá de las palabras, en la belleza de los coros de esta canción, y las ideas de abandono y soledad a las que acude la letra no podrían ser más universales. Una canción para escuchar cabizbajo, pero con algo de esperanza.

57
Vetusta Morla


¿Son Vetusta Morla lo mejor, un grupo digno de aglutinar más público en los grandes festivales que grupos de prestigio internacional? Desde luego que no. ¿Son lo peor? Desde luego que tampoco, lo cual quedaba bastante claro después de este single de detalles percusivos irresistibles con una letra que parece de la mismísima Fundación Robo. Ellos han convertido en sencillo principal de su disco ‘La deriva’ lo que para otros ha sido una curiosidad, y como remate conceptual para esa letra, ese divertido vídeo formado por un anuncio de “swing wing”, un “hula hoop” para cabezas que quizá se lanzó, como tantas tonterías, para mantener adormecido al pueblo.

56
Calvin Harris


Sin renunciar a su estilo ni rastrear otros, Calvin Harris se encuentra nuevamente en este ‘Summer’ a pocos grados de separación de su homólogo francés David Guetta. El escocés se distingue de sus competidores no solo al acertar mucho más con sus colaboradores vocales (aunque haya optado esta vez por cantar él mismo para bien), sino porque a pesar de los subidones que tanto le aproximan al galo, siempre mantiene ese destello popero o ese estribillo espontáneo. Una demostración de autoridad que, sin sorprender y evitando esta vez subidones eufóricos, cumple su cometido. La canción más escuchada del verano en todo el mundo. Ahí es nada.

55


Independientemente de sus letras -y esta es todo un desafío-, las canciones de Jungle, como a menudo sucedía con las de Gnarls Barkley, suenan sexy, generan ganas de sonreír, contonearse e imitar pasos clásicos de funky. En definitiva, instalan al oyente en un confortable buen humor, como el que producía por ejemplo ‘Fuck You’ de Cee Lo Green a pesar de su título. Este ‘Busy Earnin» es el mejor exponente de todo ello hasta la fecha.

54


Desde la primera escucha de ‘Popular Problems’, el disco que Leonard Cohen publicaba con motivo de su 80º cumpleaños, había un tema que enamoraba. Se trata de ‘Did I Ever Love You’, situado estratégicamente justo a la mitad. En principio parece otro corte más en la línea de los temas mencionados, pero en su estribillo se convierte en un delicioso country mientras su letra mira al pasado con nostalgia y arrepentimiento pero también de nuevo con sorna («¿alguna vez me peleé contigo? / Mejor no contestes»). Sus sencillas metáforas, sobre árboles que florecen y se marchitan, no pueden sonar más apropiadas para el juego de voces entre Cohen, grave en las estrofas, y Dana Glover, aportando un armonía más luminosa.

53
Elsa de Alfonso y los Prestigio


El EP de Elsa de Alfonso para el sello Canada se abre con ‘Gardenias’, el pico creativo de la artista hasta el momento, un hito pop que traza lazos con los grandes cantantes melódicos de la canzone italiana (‘Yo no te pido la luna’ parece asomarse). La escena pop estatal, a menudo anquilosada en patrones de indie rock muy manidos, necesita otras visiones como la de este proyecto, que aporta valentía y personalidad.

52
iamamiwhoami


iamamiwhoami pulieron aristas en ‘blue’ para dar paso a un sonido más nítido y accesible; sin embargo, las melodías seguían estando ahí y la mejor de todas era la de ‘fountain’, el primer adelanto, que de manera más o menos sutil evocaba la gran ‘The Same Deep Water as You’ de The Cure a través de sus lánguidos ritmos y melancólicas atmósferas. Todo un viaje.

51


El lanzamiento del segundo disco de Jessie Ware se ha antojado algo caótico. ¿Quizá debería haberse dejado para principios de 2015? Entre la lluvia de adelantos recibida, sin que ninguno haya logrado el impacto de un ‘Running’ o ‘Wildest Moments’, destacamos este tema que no ha sido single oficial pero sí recuerda que el disco tiene un fondo excelente, mejor que el primero. Un precioso y contagioso riff ejerce de gancho en una canción intimista que habla sobre desnudarse frente a alguien tras haber ocultado el verdadero yo… cuando ya es demasiado tarde. Dev Hynes es co-autor y el gran James Ford, productor.

50


‘Moving On’, el primer single del último álbum de James, excelente sobre todo en su primer mitad, retrata la sensación experimentada por Tim Booth tras la muerte de su madre (cuyo precioso vídeo plasma magníficamente en imágenes), transmitiendo paradójicamente cierto alivio y hasta felicidad. Con este disco el artista ha querido hacer un paralelismo entre muerte y nacimiento, y eso parecen reflejar los vigorosos vientos de esta canción épica pero a la vez optimista. La lucha por la vida merece la pena.


En algunas partes de ‘Mess’ percibimos perfectamente a esos Liars que ahora hablan de espontaneidad, en contraposición al larguísimo período de tiempo que les llevó construir ‘WIXIW’. La inmediatez es protagonista de este apocalíptico single, con ese lema gritado a los cuatro vientos que se pega cosa mala antes de la llegada del estribillo «Facts are facts and fiction’s fiction». Junto a su videoclip con Luis Cerveró, una manera excelente de presentar un álbum cuya portada era una extraña suerte de peluca que han ahogado en plástico, intentado tirar por el desagüe, abandonado en la calle o restregado por sus huevos. Pese a sus colorines, no huele a rosas. Huele a Liars.

48
Courtney Love


Este 7″ de doble cara A sin duda es uno de los que más vueltas ha dado este año en nuestro tocadiscos. Entre las dos canciones destacaba ligeramente este trallazo, el mejor que firma Courtney Love desde los tiempos de ‘Celebrity Skin’ (15 años), con frases que sólo podrían ser más suyas si las encontráramos en el single impresas llenas de faltas de mecanografía y sintaxis como en sus redes sociales. «Nunca cambiaré», «la reputación nos precede a todos», «soy quien trae la vergüenza», «nunca me rendiré» o «he ganado la guerra, vete a la mierda» son algunas de ellas. Gloria pura.

47
Owen Pallett


No pocas veces en su discografía o en la de otros como arreglista, Owen Pallett ha transmitido la sensación de nervio. Pero en pocas ocasiones la ha llevado tan lejos como en ‘The Riverbed’, un corte en el que ha contado con la colaboración de Brian Eno y que podrían haber firmado los mismísimos Experience. Entre las referencias al alcoholismo (por la vía del Tanqueray en concreto) de la letra y la violencia contenida de su vídeo (protagonizado por su tío), una de las composiciones más afiladas de su carrera.

46


Tras lanzar ‘Birth In Reverse’ a finales de 2013, St Vincent volvía a tratar el tema de las nuevas tecnologías en su single de principios de 2014, en esta ocasión enfocado a las miserias de la era de la información. El vídeo rodado en Madrid parecía una adaptación futurista de ‘Un mundo feliz’, mientras la letra hablaba sobre la indiferencia ante lo que vemos en televisión o la falta de sueño con frases tan ilustrativas y críticas como «I care but I don’t care», en clara referencia a Facebook.

45
Tremenda Trementina


‘Sangre pop’ es, desde la primera escucha, una de esas canciones que sabes que serán insignia para un grupo y para su género, en este caso el indie pop nacional. Al margen de sus vientos y de su buena estructura, e incluso al margen del éxtasis final, una gran composición que triunfaría hablando de cualquier cosa, pero que además habla de esto. El metahimno.

44


Uno de los finales instrumentales más contenidos y bonitos que hemos escuchado en los últimos meses es el del single de Templeton. El grupo cántabro te trasladaba a la era de ‘La bola de cristal’ optando por unos sintetizadores que vinculaban con la banda sonora de ‘Drive’ (con Moroder), con una letra en la que aparece una carretera que no es la M50 ni la M40 sino la M30, y una radio que no es otra que M80. El vídeo, por cierto, estaba dirigido por Carlos Vermut (sí, el de ‘Magical Girl‘)


Cuando no está liado insultando a otros artistas o realizando vídeos que apartan la atención de sus composiciones, Ariel Pink es capaz de hacerlas tan bonitas como esta. Un estupendo medio tiempo que huele tanto a clásico que podría haber salido de Brill Building o de la Francia de los años 60. Ese estribillo «pon tu número en mi móvil / espero que podamos pasar tiempo juntos / quiero que me conozcas mejor» muestra una perturbadora inocencia, sólo comparable a la de Joe Crepúsculo en ‘Enséñame a amar’.

42
Nicki Minaj


El culo de Nicki Minaj no es digno de estudio; es un culo grande, vigoroso, como el de muchos hombres y mujeres en el mundo. La que es digna de estudio es la propia Minaj por haber sido capaz de crear una canción tan ridícula y a la vez tan hilarante como ‘Anaconda’, que tira del ‘Baby Got Back’ de Sir Mix-A-Lot para un ‘Baby Got Back’ pt. II que sin embargo es mucho más divertido y entretenido en su defensa de los «culos bien gordos» y en su producción totalmente espasmódica, de la que destacan los vientos (sampleados) y la parte medio orquestal del final súper inesperada y que viene tan poco a cuento que termina viniendo a todo el cuento del mundo. Y lo mejor es que, por mucho que la oigas, por mucho que tras varias escuchas sus piezas encajen, ‘Anaconda’ sigue resultando una canción absolutamente absurda e increíble en el sentido más literal del término. Atentos a esa «comida de culo» camuflada en forma de lechuga romana. ¿Cómo se le habrá ocurrido algo así? Ni lo intentéis: ‘Anaconda’ es irresistible así que cuanto antes os unáis al “enemigo”, mejor. Rrrrrrrrr kyah!”

41


Lo que se insinuaba como un spot para un «elixir energético» parece en realidad el single de debut de una cantante con imagen de autómata perfecta que podría llamarse Quinn Thomas. En realidad, lo menos importante parece cuál sea el producto que vender y lo más es el supuesto jingle, una muestra perfecta del pop del futuro, capaz de instalar de forma instantánea una sonrisa desencajada en nuestra cara mientras bailamos la producción de Sophie (que a la vez brillaba por sí mismo con la también genial ‘Harder’) y A.G. Cook, patrón de PC Music, uno de los nuevos sellos de electrónica a tener en cuenta desde ya.

40


Con ‘Atlas’, la banda de Nueva Jersey se confirma como uno de los más sólidos valores de su generación, una fiable máquina de pop atemporal de guitarras, capaz de situarse a la altura de los primeros R.E.M. o los más memorables Go-Betweens. Y, a la cabeza de este notable álbum, una perfecta ‘Talking Backwards’ que describe la incomunicación con una línea fantástica: «Daría igual si estuviera hablando al revés. ¿Tiene sentido para ti lo que digo?».


El jovencísimo Shamir, de voz andrógina y ritmos DFA, se daba a conocer hace unos meses como un producto aparentemente influido por los mejores Hercules & Love Affair. Pero era este reciente sencillo llamado ‘On the Regular’ el que seguramente le daba un billete para situarse entre los favoritos del BBC Sound of 2015. Tres minutos -¡menos!- de precisión pop en los que caben un gran rapeado, un estribillo memorable y un glorioso puente que deja con ganas de más. Nos vemos en 2015.

38


Dentro del notable ‘Are We There’, sobrecoge especialmente ‘Your Love Is Killing Me’, un canto que expresa perfectamente la desesperación, rayando en la locura, ante un amor imposible. El órgano que guía la canción, la impresionante interpretación vocal de Van Etten, líneas como «rómpeme las piernas para que no pueda caminar hacia ti, córtame la lengua para que no pueda hablarte», sumados a un clip de altura cinematográfica firmado por Sean Durkin, conforman un conjunto de intensidad abrumadora.

37
Ases Falsos


‘Simetría’ es una canción excelsa, de una emoción inmediata que, como la estructura de la canción y su letra, parte de un susurro, un pensamiento íntimo que se envuelve poco a poco en unos fantásticos arreglos de cuerda hasta convertirse en una rotunda, preciosa declaración de amor cantada a voz en grito. Su vídeo, además, presenta escenas de karaoke entre amigos, cantando esas grandes canciones que, pese a todo, pertenecen a la imaginería popular y nos unen (el clip se cierra con unas líneas de ‘Chiquita mía’, del salvadoreño Álvaro Torres).

36
Panda Bear


La historia de un perro mordido en una pata con un gran chip ejerce de doble presentación para un EP y para el próximo álbum de Panda Bear. Una serie de aullidos es de hecho de lo primero que oímos en la versión «álbum» de ‘Mr Noah’ (el vídeo es un “radio edit”), introduciéndonos en una canción que no se detendrá en sus referencias a las drogas, en su psicodelia o en su amalgama de influencias que traen a la mente tan pronto a grupos tan melódicos como Beach Boys -como siempre- como a otros tan callejeros como Beastie Boys. Pero todo en esta pista está al servicio de la repetición de esos «hey-hey-hey» contagiando desde la primera escucha como pocas veces ha querido conseguir Noah Benjamin Lennox.

35
Cosmen Adelaida


El kraut emocional a lo Triángulo de amor bizarro de ‘Becerro de oro’ (teclados cortesía de Álex Marull, de Odio París) es sólo una de las muchas vertientes mostradas por Cosmen Adelaida en su disco definitivo. Y es definitivamente una de las más efectivas cuando el equilibrio entre la maraña de guitarras y los ganchos de la letra (de «más que disgustos» a «cuando estamos juntos») es el perfecto.

34
Perfume Genius


Como retrato irónico de quienes temen a «otro» homosexual, ‘Queen’ es una obra maestra. Los impetuosos «¡uh!» del estribillo, con Perfume Genius convertido en el monstruo que tantos ven, no podrían ser más acertados. Pero son esos ritmos, esa melodía tan Bowie, y ese «ninguna familia está a salvo cuando me contoneo» los que terminan de solidificar una gran idea en una canción magnífica.

33
Azealia Banks


‘Chasing Time’ era la canción perfecta para inaugurar esta, en teoría, nueva etapa en la carrera de «Araceli», al ser un tema que recupera los sonidos noventeros de su tema más conocido, ‘212’. Además, su letra parece clave, narrando una serie de recriminaciones a una «pareja» que no le ha dado lo que ella ha querido y que le ha hecho perder mucho tiempo. ¿Se está refiriendo Azealia a su antigua discográfica? Un tema para olvidar la tontería continuada de su autora.

32


Haerts lograron en ‘Giving Up’ capturar la angustia de una ruptura inevitable, y lo hicieron en una canción pop escalofriante, de teclados en tensión continúa, una melodía bellísima y un clímax que, de nuevo, pone los pelos de punta. «Me rindo / dicen que es ahora o nunca / me rindo / es lo mejor», lamenta Nini en un sereno estribillo que, en contraste con la intensidad de la estructura instrumental que lo envuelve, resulta irresistiblemente evocador y poderoso.

31


‘Sordid Affair’ conjuga reconfortantes pasajes sintéticos con ambientaciones de una gelidez casi palpable, lo que refleja con notable efectividad la calidad ambivalente de la letra, un recuerdo nostálgico sobre una relación que llegó a ser hermosa pero que ha acabado mal («Nublando la verdad, ambos sabíamos que este romance sórdido acabaría en lágrimas»). Sobre esa relación, no obstante, se recuerda que mereció la pena: «estar contigo, ser el único, vivir una mentira, me mantuvo excitado, me sentí deseado». Pocas veces una canción sobre sexo ha sido tan emocionante.

30
Theophilus London ft Jesse Boykins III


Theophilus London publicaba su segundo disco en noviembre con la producción ejecutiva de Kanye West y con el apoyo de Karl Lagerfeld en el lado artístico. El single ‘Tribe’ estaba a la altura de las circunstancias y no era de extrañar que en el vídeo se apuntara al baile hasta el apuntador. Si el estribillo fuera tan pelotazo como las estrofas estaríamos ante un top 10 clarísimo de este año.


Sofisticación, elegancia y sensualidad son las mejores armas del tercer álbum del dúo británico, personificados en la canción que da título al álbum. A medio camino de ABBA y la early Motown, pero sin renunciar a sonar perfectamente vigentes, esta canción aúna exquisitez melódica, bailabilidad, contundencia rítmica y una subida de octava brutal. Un cóctel venenoso y adictivo del que aún no hemos podido (y no creemos que ocurra) desengancharnos.

28


El tema central de la parte dedicada al enamoramiento en ‘Queen Of The Clouds’, álbum de debut de esta joven sueca, no podía ser más certero, un precioso medio tiempo con rítmica post-dubstep en el que canta, arrebatada, confundiendo los efectos de la química con los de ese enamoramiento. «Cariño, ¿es que no lo ves? No estoy drogada, sólo enamorada. ¿Estás tú lo bastante colocado por mí?», dice su estribillo, dejando entrever -entre la euforia- el miedo y la duda.

27


Javiera sucedía ‘Espada’, una de las mejores canciones de 2013, reforzada en enero de este año con su enorme videoclip, con singles tan aceptables como ‘La joya’ y ‘Otra era’. Pero era esta ‘Los olores de tu alma’ la que se alzaba con el título de «grower» del disco, además de posible futuro sencillo tras haber sido single de la semana en iTunes. Una atolondrada producción de Cristián Heyne donde el reggaeton se encuentra con el mejor pop electrónico actual, en la línea de Cut Copy y Friendly Fires.

26
Sondre Lerche


‘Sentimentalist’ es el top 2 del año para Carlos Úbeda. Su top 1, ‘The Golden Throne’, de Temples, ha quedado fuera del top 100 al no recibir más apoyos

Nunca un trío realizado sobre una mesa y llevando a una ruptura matrimonial (real) tuvo tanta sonoridad en una canción pop. O quizá deberíamos decir en una preciosa balada clásica que podría haber sido entonada por Jacques Brel en los 60 o por Sébastien Tellier en los 2000. Y lo mejor es que, como en otros momentos de ‘Please’, este tema muestra a Sondre Lerche renovado, encajando experimentos ruidistas como arrebatos de furia que suenan a cortocircuito, a platos rotos, irrumpiendo en una amable melodía como se ha interrumpido una bonita vida conyugal.

25
Grimes


Aunque espantaba -literalmente- a los seguidores de su vertiente más experimental, el single de 2014 de Grimes, que no estará incluido en su próximo disco, indica que Claire Boucher tiene ambiciones y que, en ese camino, es capaz de renovar su discurso y, probablemente, ampliar su público potencial. ‘Go’ es muy bonita, está bien construida y tiene sus dosis de riesgo y personalidad. ¡Aguanta, Claire!

24
Iggy Azalea ft Charli XCX


Para alegría de Azealia Banks una mujer blanca y australiana arrasaba en las listas de urban y pop primero con esta canción y después con la más apoteósica y trap ‘Black Widow’, con la colaboración de Katy Perry (muy palpable en su estribillo). En cuanto a ‘Fancy’, aspirante a grabación del año en los Grammy, Charli XCX nos contaba que le hacía mucha ilusión aparecer en un hit rapero y aquí encaja sorprendentemente, si bien es la hipnótica base de minimalista electro hop la que termina de convertir este número en uno de los más recordables de 2014.

23
Spoon


Parece mentira que un grupo con el recorrido de Spoon pueda entregar después de tantos años de carrera un single tan fresco como ‘Do You’, un corte irresistible, repleto de ganchos melódicos y profundidad de campo sonoro, a la altura de colarse en un Top 5 de temas favoritos de la banda. Una canción llena de coros burbujeantes, voces quebradas, guitarras afiladas y preguntas sin respuesta tan bonitas como «Do you run when it’s just getting good?».

22


El vídeo de este clarísimo número 1 en Reino Unido es de los que hacen historia. Rodado en plano secuencia por el hermano de Kiesza y coreografiado por Ljuba Castot, encierra el encanto de lo amateur a punto de dar el salto al gran público. Y ni con esas 165 millones de visitas para el videoclip se logra dejar en segundo plano el gancho de la canción, que recordaba que la sombra de Disclosure y Rudimental sigue siendo alargada. También destacable el sencillo ‘Giant in My Heart’: ha sido difícil elegir.


La colaboración con Dita von Teese ha logrado empañarla, pero esta es la canción más importante que han firmado Monarchy recientemente. El tema empieza como una dulce balada, pero enloquece en una segunda mitad que da todo el sentido a la composición: no es un subidón EDM random, está completamente cargado de significado. Ellos lo explicaban así: «Cuando entregamos la canción a los sonidos distorsionados fue cuando tuvo todo el sentido». El llenapistas más agrio del año.

20
The New Pornographers


Este fantástico single es una de las contribuciones de Destroyer al álbum del supergrupo The New Pornographers. Un tema con un estribillo que es un auténtico cañón, muy lejos de la suavidad de ‘Kaputt’, no digamos ya de su EP de versiones de Sr Chinarro. Él mismo dice que ha querido hacer algo «muy elemental» y diferente a su trabajo en solitario y lo ha conseguido para bien con un corte que habría arrasado en las emisoras universitarias noventeras con sus contradicciones, amén de su vídeo homenaje a ‘Bittersweet Symphony’. «Quería ser honesto con la causa / y mira dónde vivimos», canta.

19
Russian Red


Russian Red nos tomaba el pelo, como a ella le pasa en el estribillo de ‘Casper’, en la primera parte de esta canción. ¿De verdad era necesario irse a Estados Unidos para hacer post punk, para parecerse a una banda underground random de aquí o de allí? ¿Nos confundiría con un disco indie guitarrero a lo Sky Ferreira? Pero no. ‘Casper’ recula en su estribillo para reivindicarse a sí misma, logrando un equilibrio muy rara vez visto en un single de pop entre agitación y contención, entre energía y dolor, entre violencia y sensualidad, en relación con la portada del disco. Mención especial para la sonoridad que logra con el inglés (otra vez) sin que sea su lengua materna, como si hubiera pasado largas horas, días, semanas, escuchando a los clásicos; y para la perfecta instrumentación.

18
Clean Bandit


Aunque ‘Rather Be’ eclipsaba totalmente el siguiente single de Clean Bandit, nosotros nos quedamos con ‘Extraordinary’ (e incluso ‘Real Love’): sus cuerdas son menos molestas, su progresión bailable y piano tipo años 90 y su melodía (¿la mejor del año?) elevan este tema a la categoría de clásicos más infravalorados de la década. Say you feel the same!!!!


Cuando reseñábamos ‘Bangerz’ destacábamos ‘4×4’ como una de las pocas cosas que se salvaban del disco de Miley Cyrus. Eso mismo han debido de pensar alt-J de esta producción de Pharrell que utilizaba el vehículo que daba nombre a aquel tema como metáfora de la diversión de irte con los chicos malos. «I’m a female rebel» es la frase seleccionada por alt-J, que le dan la vuelta a la tortilla para usar a Miley como algo inasible en una canción llena de misterio que parece buscar la intimidad, sin conseguirla pero sin tampoco perder la esperanza (la frase final en francés). La producción contribuye a todo este misterio uniendo a Radiohead, Björk y Bobby Womack en una buena canción con posibilidades a la guitarra, a piano y en la pista de baile remezclada. Una buena canción, en definitiva.

16
Ariana Grande


Ha costado decidirnos a descartar la irresistible ‘Problem’, una suerte de ‘Get Right 2.0’, pero finalmente hemos optado por ‘Break Free’, segundo single del segundo largo de la cantante pop, como una de nuestras canciones favoritas de este año. La producción del joven de origen ruso Zedd y, sobre todo, la maestría compositora del sueco Max Martin, obran todo un himno EDM, enorme melódicamente, para confirmar el estrellato y la preponderancia de la jovencísima cantante y actriz ex infantil. La guinda es su vídeo, un homenaje a la ciencia ficción de serie Z en el que el humor tiene mucho peso, algo a lo que no todas las divas pop se prestarían.

15
The Black Keys


¿Están Black Keys traicionándose a sí mismos al renunciar en ‘Fever’, en buena medida, a su habitual patrón de actualizar la tradición del rock and roll y el soul norteamericano que les ha llevado al puesto de privilegio en el que están, abrazando abiertamente el pop en su lugar? Puede que sí, pero a ver quién es el guapo que se lo echa en cara ante semejante e irresistible pepinazo, con un contagioso e irresistible riff de teclado del que al final la canción se desprende para volar, desmelenada, por su cuenta.


Damien Rice vuelve a nuestras pantallas (o, mejor dicho, a nuestros altavoces) para hacer lo que mejor sabe: un baladón de proporciones históricas con momento épico al final. Un tema orquestal tan bonito como todos esos a los que nos acostumbró en ‘0’ y en ‘9’. Pese a sus seis minutos de duración, que podrían aburrir al más pintado, ‘My Favourite Faded Fantasy’ contiene tantos cambios, tantos matices y tantas aristas (muchos de ellos próximos a diferentes vertientes de Yann Tiersen) que hacen que haya valido la pena esperar todo este tiempo para volver a escuchar la voz del irlandés”


Rómpele el corazón a una compositora de canciones y ella convertirá la experiencia en una obra maestra del desamor, la agonía y el desespero de una oportunidad perdida, en un tesoro atemporal de la felicidad más pura hecha trizas. Quien no empatice con la angustia de Li en ‘No Rest for the Wicked’, aunque solo sea por la excelencia con la que la cantante captura su tristeza tanto en melodía como en letra e interpretación, es que no tiene alma. «Mi corazón dañó a otro / una única vida, pues, no es suficiente / ¿podrías concederme otra / para esa persona que se fue?», canta Li, desolada. «Sola, qué sola estoy ahora», continúa. Muchos entenderán la amargura de Li pero quizás lo mejor es que no hace falta empatizar con ella para disfrutar de esta canción que es todo un himno y un clásico atemporal lo mires por donde lo mires. «Decepcioné a mi amado / dejé morir a mi amor verdadero / tuve su corazón pero lo rompí cada vez». Oh, Li…


El hit indie oficial del año y una de las canciones del verano era por supuesto de los noveles Alvvays. El grupo venía para recordarnos que dan igual las condiciones lo-fi en que te muevas cuando la melodía y la letra son tan sólidas como esta. Y ojo porque no estamos ante una petición de matrimonio, quizá en contra de la voluntad popular, sino ante una parodia de la institución, lo que añade un punto aún más agridulce a la composición.

11
Lana del Rey


Termina convenciendo ‘West Coast’. Nos gusta ese punto de rock setentero medio contenido de las estrofas y nos gusta el estribillo, de ritmo aún más arrastrado y con una melodía quizá no memorable pero sí reconocible, marca de la casa. También nos gustan esos ecos fantasmales y ese teclado que marca la recta final del tema. Nos gusta que Lana no se haya limitado a crear una caricatura de sí misma (ya de por sí bastante caricaturesca) y se haya movido hacia adelante a la hora de afrontar las dificultades de dar continuidad al exitoso ‘Born to Die’.

10
Robyn & Röyksopp


No se puede negar la fuerza de ‘Do It Again’. Electropop de tallo maestro y melodías escalofriantes con el que Röyksopp y Robyn han encontrado el balance ideal entre sus propuestas individuales y con resultados que dejan con la boca abierta. Un tema que además no esconde sus costuras con frases como «otra vez / hagámoslo otra vez / espera al subidón / y hagámoslo otra vez» que te obligan a hacer exactamente lo que sugieren sus tensísimos arreglos. En una palabra, «wait for it»… Magnífica

9
Metronomy


‘Love Letters’ es la canción del año para Joric.

Bailable, pero en una galaxia lejanísima a su viejo llenapistas (imaginarias) ‘Holiday’ es este hit de Metronomy, alimentado por un vídeo en plano secuencia de Michel Gondry, pero sostenido por su calidad propia: si ya su versión «radio edit» podía haber sido un temazo de la era Motown, su versión larga con una fantástica intro y outro compuesta por vientos eleva la sensación al cubo. Puede que ya no se envíen «cartas de amor», pero este tema resulta tan retrofuturista como ‘Her’ y está claro que el amor nunca pasará de moda: ‘Love Letters’ habla sobre lo que ha echado de menos a los suyos Joseph estando de gira… pero también de lo culpable que se ha sentido pasándoselo bien.


Este tema co-producido por Avicii es el blanco fácil del álbum de este año de Coldplay. Suponemos que por alguna razón la gente ha olvidado que el grupo introdujo hip-hop en ‘Lost+’, a Rihanna en ‘Princess of China’ y que ha tenido inspiraciones tan «cheesy» como la de ‘I Go to Rio’ en ‘Every Teardrop is a Waterfall’. Esta nueva colaboración, por tanto, no es del todo una sorpresa y la verdad es que no puede estar mejor traída. Con la salvedad de ese torpe paso del estribillo a la segunda estrofa que sabe a «radio edit», pero no, es así, estamos ante un tema tan necesario como una copa, una salida a un club, un vistazo a personas nuevas o un polvazo con un ex -lo mejor y lo peor a la vez, como este tema-, después de 7 canciones, semanas o meses de autocompasión. Un momento de euforia que aúna a The Edge con el presente como U2 no han sabido hacerlo. Otro pelotazo de Coldplay. Y parecían tontos…

7
Marina and the Diamonds


‘Froot’ es la canción del año para JB y además es top 2 para ACM

Marina and the Diamonds no ha vuelto al «rodeo» del pop con un single cualquiera: ha vuelto con una epoyeya pop de casi seis minutos tan melodiosa, tan magistralmente compuesta, que no parece extinguirse nunca. Quizás la grandeza de ‘Froot’ es que hilvana un gancho melódico potente tras otro. Eso incluye en la primera mitad una intro, dos versos, un interludio, un pre-estribillo y un estribillo. Poca cosa. La misma estructura se repite en la segunda mitad, que añade un nuevo interludio (“ah ah ah”) y un puente antes de reincidir en el “dolce vita” y terminar. Al final te encuentras tarareando un día una parte y otro día otra, desde los “la la la la” del principio hasta el “my body is ready” del final, pasando por ese “I’ve been saving all my summers for you” que esencialmente resume el significado de la canción.

6
Charli XCX


Aitchinson define ‘Boom Clap’ como un tema sobre estar «épicamente enamorada y totalmente inmersa en la pasión» y sobre sentirse «segura y verdaderamente a solas con esa persona, aunque siempre con un atisbo de tristeza». La canción que despuntaba gracias a su inclusión en la película ‘Bajo la misma estrella’ es toda una lección de maestría pop hecho en 2014, recurriendo a las ideas que han hecho el de Charli un sonido interesante y al que se ha regresado incesablemente estos últimos años, esto es, ritmos reverbizados, ambientaciones oscuras, sintetizadores de regusto gótico y voces superpuestas de efecto fantasmal. Su melodía, absolutamente memorable.

5
La Bien Querida


Pensad en artistas que hayan publicado una de sus mejores canciones como primer single de su cuarto disco después de tres álbumes que han conseguido el beneplácito unánime de la crítica. Seguramente os vendrán a la mente pocos nombres y muy grandes. ‘Poderes extraños’ repite los aires New Order que ya encontramos en ‘A veces ni eso’ de ‘Ceremonia’, pero sería tonto quedarnos con que La Bien Querida se repite: su melodía no puede volar de manera más libre tanto en el pegajoso estribillo como en la parte instrumental final, realmente mágica (en todos los sentidos) en su recreación del amor. Porque esta puede ser una canción sobre tomar una determinación («no quiero esperar toda la semana hasta que llegue el viernes (…) para ser feliz»), pero su estribillo parece esconder una doble lectura sobre la feliz dependencia de un ser querido. De nuevo, letras muy sencillas en estructura y semántica, pero ricas en interpretación.


‘Seasons (Waiting on You)’ es la canción del año para nuestro diseñador iko y para Mireia

Tras años perfilando su estilo, de repente una aparición televisiva lo cambió todo para Sam Herring y sus compañeros de banda. Una impactante actuación en un late night, en la que el vocalista robaba la escena con sus singulares bailes y su interpretación apasionada. El viral estuvo servido para una canción vibrante y emocionante que, pese a su ritmo saltarín y su estribillo épico, contiene un mensaje bien amargo, sobre una relación que se marchita a la espera de que uno de los dos cambie.

3
FKA twigs


«Puedo follarte mejor que ella» no es la frase más atractiva del mundo, pero sí el leitmotiv de una canción que sí logra capturar en su voluptuosa a la par que errante producción la sensualidad más intensa capaz de inspirar una persona cuando está en «modo ON». Es una canción esta ‘Two Weeks’ («dame dos semanas y no podrás reconocerla», canta twigs, mostrándose como la diosa que ella, o el personaje que ha creado, es) de paisajes volcánicos y humeantes y melodía inquietante, un tema tan sexual en sus intenciones como en su ejecución y resultado y, sobre todo, una joya R&B única que es todo un deleite para los oídos vaya sobre hacer el amor o sobre cualquier nimiedad. Probablemente la canción que define con más acierto la propuesta de FKA twigs. ¡Y qué vídeo!


‘Can’t Do Without You’ es la canción del año para Lolo Rodríguez y Sebas E. Alonso

Varios medios encumbraron ‘Odessa’ no como una de las mejores canciones de 2010 sino directamente como la mejor. ‘Can’t Do Without You’, con el marrón de sucederla, no decepciona lo más mínimo. Tan envolvente como ‘Sun’, resulta una de las excelentes producciones de Caribou, ideales para bailar con los ojos cerrados cuando llegan los primeros rayos de sol a un festival, pero sin que ello implique ceder más que lo justo al esperable subi-subidón, aquí bastante sutil. Sólo un deseo: que durara el doble, razón de más para escucharla en bucle.


‘Chandelier’ es la canción del año de Raúl Guillén y ACM y es top 2 de 2014 para Sergio del Amo y Lolo Rodríguez

Sia no se resigna a pasar a la historia como la escritora de éxitos masivos para otras, como muestra el hecho de reservar para sí un temazo como ‘Chandelier’. La australiana alterna con sabiduría el pop grandilocuente del estribillo con guiños al moombahton en las estrofas, situándose a medio camino de todo (y, por tanto, siendo capaz de cualquier cosa a nivel comercial, como así quedaba demostrado después, con el tema convirtiéndose en un lento «sleeper» hasta en España). Pero destacaríamos la pasión, casi desgarrada, de su voz, que hace sentir tan cercana, tan propia, la historia de dolor ahogado en priva, desbordando la emoción con ese «voy a vivir como si no hubiera mañana». A tu salud, Sia.

Playlist: las mejores canciones 2014

Lista para Spotify y para Deezer.