Inicio Blog Página 1129

Torres, sensual y oscura en ‘Skim’, su primer single para 4AD

1

torres-skimMackenzie Scott es una músico de Nashville conocida en el panorama independiente bajo su alias, Torres. Con él ha publicado dos álbumes: ‘Torres’, un disco de folk rock confesional que no fue todo lo valorado que pudo ser, y ‘Sprinter’, un disco más arisco y rockero que no fue tan convincente como debería. Ahora Torres comienza a mostrar ya su tercer álbum, un disco que será publicado por 4AD, sello independiente creado a finales de los años 70 por Ivo Watts-Russell y Peter Kent y que, gracias a su ojo para fichar a artistas como Cocteau Twins, Pixies, Tha National o Grimes, ha pervivido durante décadas como uno de los más relevantes del mundo.

Torres se estrena en el sello británico con ‘Skim’, adelanto de ese próximo disco que toma un camino entre guitarras afiladas e intensas, sintetizadores oscuros y sofocantes y ritmo marcial. “St Vincent”, pensaréis muchos, y no estaréis muy desencaminados. La canción se presenta además con un vídeo dirigido por Ashley Connor que muestra a Mackenzie con una imagen algo andrógina y que contrapone su propia sensualidad, algo sobria, con otra más explícita de otras mujeres que aparecen en el vídeo y la desean. Su letra es también apasionada, preguntando con cierta desesperación si «le odias a él más de lo que me amas a mí» o si «él sujeta tus caderas con autoridad». Muy fans del momento “muslamen-guitarra”, por cierto.

Torres también ha anunciado que presentará sus nuevas canciones en una gira que tendrá lugar durante el próximo mes de noviembre. Aunque incluye numerosas fechas europeas, por el momento parece que no tendrá parada en España.

Saint Etienne / Home Counties

19

etienneSaint Etienne llegan a su noveno disco, ‘Home Counties’, con el chip cambiado. Cinco años después de ‘Words and Music by Saint Etienne‘, uno de los mejores álbumes de su carrera, dicen que ya les da igual que un single se les quede «en el puesto 41 de las listas británicas». Bob Stanley es tan fan de los «charts» que su imprescindible libro sobre la historia de la música pop, ‘Yeah Yeah Yeah‘, se centra en la música que ha llegado al top 40 de las listas de Reino Unido desde la década de los 50, y tiene que haber sido de lo más frustrante comprobar cómo hitazos claros de su banda se reducían a «potenciales». Sucedió con ‘Action’, que se quedaba eso, en el puesto 41; con ‘Soft Like Me’ y ‘Side Streets’, que sí entraban en el top 40 aunque por los pelos; con ‘A Good Thing’ y ‘Method of Modern Love’, que quedaban fuera del top 40; y con ‘Tonight’ y ‘I’ve Got Your Music’ de su último disco, que ya ni siquiera alcanzaban el top 200 británico.

Sin opción de éxitos en el mundo del streaming, Saint Etienne han decidido pasar ya del tema de entregar hits para que cuatro gatos alabemos su potencial y ya, y ofrecer otra cosa, abriendo el debate sobre si Pet Shop Boys deberían hacer lo mismo y probar algo que no implique EDM a duras penas sofisticado ni a Stuart Price a los mandos de la producción. El trío formado por Sarah Cracknell, Bob y Pete Wiggs publica ahora uno de sus álbumes más largos, con 19 pistas (aunque hay intros e interludios), sin single de synth-pop demasiado evidente y, lo que es más importante, con cambio de temática. Si a lo largo de su carrera nos han hablado en reiteradas ocasiones de Londres, en este caso nos vamos a las afueras, a los suburbios, a los «condados del sudeste» de Inglaterra de los que en verdad proceden los tres. Son los lugares que han dado la victoria al Brexit, porque como ellos mismos indican, «no todo es como Londres» dentro de Reino Unido. Así, ‘Whyteleaf’, por ejemplo, habla de una persona que de repente se da cuenta de que es la única de toda su oficina que ha votado «remain» en el referéndum del Brexit, cuestionándose si toda su vida habrá sido un error.

Los trenes que comunican Londres con esos «home counties» tienen un especial protagonismo para orquestar el disco, sirviendo de eje a ‘Sweet Arcadia’ -en su segunda mitad un poco demasiado música de sexy thriller incluso para ellos, que ya han hecho alguna banda sonora- y dando lugar a grandes canciones como ‘Train Drivers in Eyeliner’, en la que no solo han convertido el estribillo «we need train drivers» en una suerte de grito reivindicativo, sino que han indagado acerca de los gustos musicales de los «conductores de tren»… lo que ha llevado esta simpática canción a ser «la primera canción de Saint Etienne que referencia ‘Fool For Your Loving’ de Whitesnake». Es, además, un homenaje al líder de Earl Brutus, Nick Sanderson, que terminó siendo conductor de tren de la ruta Brighton-Londres hasta su muerte de cáncer en 2008.

Estamos, pues, ante historias que son puro costumbrismo. Lo confirman ese interludio con resultados random de fútbol regional o ese otro llamado ‘Popmaster’ con la voz de Ken Bruce, un presentador de Radio 2, la emisora de radiofórmula para treintañeros de Reino Unido. Pero también hay lugar para la fantasía o la imaginación y el extraño adelanto de ‘Heather‘ suena tan tenebroso y «fantasmagórico» porque cuenta la historia de un falso poltergeist de Einfield del que se habló mucho en la zona. De ahí han salido ese estribillo «this house is haunted» y también ‘Expediente Warren: El caso Enfield‘.

Pese a alguna broma interna como ‘The Reunion’, que solo vale para introducir el disco y bromear sobre el hecho de que puedan salir en Radio 4 y por tanto en todas las cadenas de la BBC, «como los Beatles», no se ha perdido de vista la universalidad, y ‘Out of my Mind’ vuelve a ser un buen single, el típico buen single de electropop del trío «que no puedes sacarte de la cabeza»; ‘Underneath the Apple Tree’ agradece su ritmo Motown; ‘Magpie Eyes‘, con su tétrico teclado, es una buena canción que relata en verdad el dolor de perderte el crecimiento de tus hijos por culpa de las obligaciones laborales; ‘Unopened Fan Mail’, ‘Take It All In’ y ‘Something New’ están entre las buenas melodías que se construyen sobre sutiles arreglos de clavecines, trombones, trompetas, hammonds, mellotron… Y ‘Dive’ nos recuerda que un británico, sea de donde sea, siempre estará dispuesto a tomarse unas pintas en una buena fiesta, sea en Ibiza o más bien en Brasil.

Hay cierta intención escapista planteada desde la bonita y casi inicial ‘Something New’ a la casi final y algo inacabada ‘What Kind of World’ -que plantea «encontremos otro país (…) encontremos otro planeta»-, pero una de las grandes virtudes del disco es que no destila esa arrogancia de gente procedente de pequeños pueblos emigrada a la gran ciudad, ni una excesiva nostalgia, ni ninguna enorme carga dramática de ningún tipo. Aquí no hay ni patriotismo ni una crítica severa sino puro retrato. Una pista como ‘Church Pew Furniture Restorer’ nos recuerda que Inglaterra es lo que es, y no lo es ni para bien ni para mal, como cualquier otro lado.

Saint Etienne dicen que son «como AC/DC» y ya solo sacan disco «cuando tienen algo nuevo que decir», «aunque sea cada 5 o 6 años» y la verdad es que se agradece: ‘Home Counties’ es un disco, como «Words & Music» y ‘Tales from Turnpike House’, 100% Saint Etienne en estructura y melodías, pero con nuevas e interesantes historias en las que ahondar en los próximos meses. En una época en que el soporte físico está en decadencia, está bien que alguien recuerde que no, que los álbumes no son una cosa de usar y tirar. De ahí probablemente la paródica portada del álbum.

Calificación: 8/10
Lo mejor: ‘Dive’, ‘Out of my Mind’, ‘Magpie Eyes’, ‘Train Drivers in Eyeliner’
Te gustará si te gustan: Saint Etienne, The Divine Comedy, los discos conceptuales
Escúchalo: Spotify

5 cortometrajistas españoles que ya están tardando en rodar un largo

3

bikini-oscar-bernacerNo es casualidad. Por tercer año consecutivo un cortometraje español es seleccionado en Cannes y, por segundo año, se lleva premio (en 2016 fue el fabuloso ‘Timecode’, de Juanjo Giménez Peña). Aprovechando esta circunstancia, y la facilidad para ver estas películas en las plataformas digitales, te ofrecemos una selección con cinco realizadores que nos gustaría ver cuanto antes debutando en el largometraje de ficción, y sus cortos más representativos. Sí, ya sabemos que el cortometraje tiene entidad propia y no tiene por qué ser un examen de oposición al largo. Pero lo es:

‘Los desheredados’ (Laura Ferrés)

Fue la única película española a competición en Cannes 2017. Participó en la Semana de la Crítica, centrada en los nuevos talentos, y ganó el Premio Descubrimiento. Surgida de la inagotable cantera de la ESCAC (J. A. Bayona, Javier Ruiz Caldera, Mar Coll, Nely Reguera…), Laura Ferrés ha filmado un relato de autoficción protagonizado por su padre, un fan de Manos de Topo que se consuela bailando ‘Mi fábrica de baile’ de Joe Crepúsculo mientras ve cómo la empresa de transportes que fundó su abuelo tiene que echar el cierre por la crisis económica. Una historia mitad ficción mitad documental sobre un “desheredado” del sistema, que es narrada por su propia hija con mucho humor, amor, rabia, melancolía y una cuidadísima puesta en escena, con encuadres geométricos y estáticos, que contrasta con la habitual gramática móvil y rugosa del cine social.
Disponible: Festival Scope

‘Bikini’ (Óscar Bernàcer)

1953. Pedro Zaragoza, alcalde de Benidorm, viaja en Vespa hasta el Palacio del Pardo para entrevistarse con Francisco Franco. ¿El motivo? Conseguir la bendición del caudillo para seguir autorizando el uso del biquini en las playas de su pueblo y evitar así ser excomulgado. Este es el argumento “basado en una historia real” de la comedia ‘Bikini’, el cortometraje más celebrado del valenciano Óscar Bernàcer. Que alguien ruede un corto sobre un tema tan singular como éste dice mucho de la personalidad de su autor. El director, como también hizo en la anterior y muy recomendable ‘Desayuno con diadema’ (2012), utiliza una puesta en escena clásica como elegante alfombra palaciega donde colocar a unos actores fabulosos (Carlos Areces y Rosario Pardo como el matrimonio Franco, Sergio Caballero como el alcalde) interpretando los diálogos de un guión redondo. En 2016, Bernàcer rodó el contraplano de ‘Bikini’: ‘El hombre que embotelló el sol’, un documental sobre ese encuentro legendario, mitificado por el propio Pedro Zaragoza.
Disponible: Filmin

‘Pueblo’ (Elena López Riera)

Aunque se fue de vacío de Cannes en 2015 (compitió en la Quincena de Realizadores), ‘Pueblo’, la ópera prima de Elena López Riera (que ya antes había realizado trabajos en el colectivo Lacasinegra), se llevó muy merecidamente el Premio Europeo de Cine en el festival de Sevilla. Esta fan de Julio Medem (‘Los amantes del círculo polar’ fue la película que despertó su vocación), profesora de cine y literatura comparada en la Universidad de Ginebra, volvió a su pueblo en 2014, Orihuela, para rodar este premiado cortometraje. Sobre una base documental (las procesiones de Semana Santa, que son a su vez una representación), la directora construye una ficción: la enigmática vuelta a su pueblo de un joven exiliado que deambula por sus calles durante una noche como un fantasma. El choque entre dos universos –realidad y ficción, costumbrismo y atavismo, emplazamiento y desplazamiento- le sirve a la directora para dibujar un retrato generacional de la juventud de muchos pueblos españoles, y para elaborar una melancólica reflexión sobre los fantasmas del pasado. El año pasado volvió a su pueblo para rodar ‘Las vísceras’, aun no accesible en plataformas.
Disponible: Filmin

‘Lucas’ (Álex Montoya)

Álex Montoya es uno de los referentes del cortometraje en España. Ha rodado catorce, obteniendo premios en festivales como el de Sundance. Hace poco reseñamos su vídeo para ‘Insuficiente’, de Rusos Blancos (algo así como un reboot de su anterior corto ‘Cómo conocí a tu padre’). Pero sin duda, su película más aplaudida es ‘Lucas’, por la que estuvo nominado al Goya en 2014. En realidad, el corto fue pensado como un largo. Lo que vemos es su primera media hora pero remontada para que funcione como una historia independiente. Y lo consigue. Rodada con un eficaz estilo naturalista, lo que más destaca de ‘Lucas’ es su atractiva propuesta argumental: un hombre maduro (perturbador Luis Callejo) contacta con un chaval en un gimnasio (el Lucas del título) para que le deje hacerle fotos con las que crearse una falsa identidad en las redes sociales y así poder contactar con adolescentes. Articulada a través de esta relación basada en el grooming, la película es algo así como ‘Lolita’ adaptada a los tiempos de ‘Catfish’.
Disponible: Movistar+

‘El adiós’ (Clara Roquet)

¿Esto lo ha rodado una veinteañera primeriza? Fue lo primero que pensé tras ver el debut en la dirección de Clara Roquet, una de las guionistas de ‘10.000 Km’ (2014). ‘El adiós’ parece rodada con la sabiduría expresiva y narrativa de un Erice o un Bergman. La directora utiliza una puesta en escena sobria y contenida, con mucho plano fijo, para contar la historia de una rebelión silenciosa, la de una criada boliviana a quien, tras muchos años cuidando a la abuela de una familia de la alta burguesía, no se le permite unirse al duelo por su fallecimiento. La niebla que cubre el paisaje rural es la metáfora visual perfecta para expresar el clima emocional en el que se desarrolla esta batalla soterrada: una lucha, a través de gestos y miradas, entre el decoro y los sentimientos, entre la hipocresía y la dignidad. El fabuloso final incluye un radical cambio expresivo que es como si los Dardenne hubieran irrumpido cámara al hombro en la casa de ‘Fanny y Alexander’. El corto estuvo en Toronto y lo adquirió la HBO. ¡Queremos un largo ya!
Disponible: Filmin

Noga Erez / Off The Radar

2

noga-erez-off-the-radarTal y como ha explicado la israelí Noga Erez a The Guardian, como artista fue aleccionada durante mucho tiempo por la gente a su alrededor para evitar los temas políticos cuando hiciera entrevistas con medios extranjeros. “Pero no puedo, porque mis canciones hablan de ello. Creo que es… necesario”, le decía a la periodista Kate Hutchinson hace solo unos días.

Lo cierto es que tampoco es habitual que un artista de este país emerja en el panorama del pop electrónico alternativo y, en esa tesitura, ella opta por no obviar que por ejemplo ‘Dance While You Shoot’, su primer single, es un ataque frontal hacia el gobierno de su país, que se está volviendo cada vez “más extremista, más religioso, más nacionalista”. El factor contestatario y rebelde de sus letras, sin duda, resulta de lo más estimulante por su valentía. Pero, más allá de su posicionamiento contra la clase política israelí, no cabe obviar que su música también llama poderosamente la atención. Unas canciones que la sitúan entre esa estirpe de mujeres jóvenes que, como Kelly Lee Owens o FKA Twigs, se nutren de hip hop y electrónica para establecer el pop del futuro. Aunque, curiosamente, su voz grave y su flow al cantar/rapear recuerdan poderosamente a otra rebelde del pop: M.I.A.

Tras participar en un grupo llamado The Secret Sea, Erez se hizo popular cuando Son Lux vio en Youtube una adaptación de su tema ‘Weapons’ a cargo de la joven artista y le pidió que le teloneara en un concierto de Tel Aviv. A partir de ahí, el nombre de Noga fue creciendo en relevancia hasta que el sello alemán City Slang (Lambchop, Junior Boys, Caribou) decidió ficharla y publicar, hace unos días, ‘Off The Radar’, su álbum de debut. Compuesto, interpretado y producido por ella misma (con la asistencia de su más fiel colaborador, Ori Rousso), este primer disco de Noga pretende equilibrar su faceta más future pop y hip hop con otra más ambiental y nostálgica. Esta última tiene sus momentos álgidos en ‘Worth None’ y la final ‘Junior’, pero sale claramente perdiendo en un tracklist repleto de interludios que no ayudan a digerirlo.

Donde muestra más tino Erez es su faceta más agitadora y agitada, con canciones como ‘Pity’ (que expresa su repulsión ante una violación colectiva a una mujer en una discoteca de Tel Aviv en 2015, que fue grabada en vídeo y se hizo viral), el corte supercatchy que da nombre al álbum (de vídeo imperdible) y ‘Balkada’, el tema que abre el disco hablando con pasión de lo que supone para ella crear música y tocarla en directo («Try to take ‘em and make them sing along / And while you grab ‘em, make them feel at home / (…) It makes you horny, their widely open throats / Waiting to be fed with whatever you may serve»). En todo caso, temas como ‘Noisy’, ‘Global Fear’ o ‘Muezzin’, aunque atractivos, no alcanza a igualar la excitación que transmiten sus singles ya conocidos y el álbum acaba pagándolo un poco. Lo cual no evita que Noga Erez se confirme como una notable promesa que podría crecer horrores en el futuro.

Calificación: 6,8/10
Lo mejor: ‘Dance While You Shoot’, ‘Pity’, ‘Off The Radar’, ‘Worth None’
Te gustará si te gusta: M.I.A., FKA Twigs, Kelly Lee Owens
Escúchalo: Spotify

Alvvays aceptan sugerencias para el futuro de un amor roto en su estelar nuevo single, ‘In Undertow’

1

alvvaysRecordaréis a los canadienses Alvvays por canciones de noise pop como ‘Adult Diversion’ o la que fue una de las claras canciones indie del verano de 2014, ‘Marry Me, Archie’, que por cierto acumula más de 10 millones de escuchas en Spotify, nada mal para un grupo casi recién llegado y semi underground que tampoco puede decirse destaque por un sonido especialmente original.

Por lo que siempre han destacado Alvvays, sin embargo, es por la calidad y perdurabilidad de sus canciones y su nuevo disco, ‘Antisocialites’, se presenta con otro himno repleto de melodías nostálgicas y guitarrazos envolventes que prometen quedarse con nosotros mucho tiempo. ‘In Undertow’ nos habla de un amor roto: «¿qué nos depara a ti y a mi? Acepto sugerencias», canta Molly. «Encuentras una ola e intentas mantenerte en ella cuanto puedes, cometes un error que te gustaría borrar y lo entiendo».

‘Antisocialites’ sucede al álbum debut homónimo de Alvvays, que la crítica recibió calurosamente, y sale el 8 de septiembre a través de Polyvinyl. El describe el sello curiosamente como una fusión de «jangle de furgoneta de helados y noise pop prismático en el que el ingenio de Molly Rankin se refracta a través de un contrapunto de surf cristalino». Una descripción capaz de poner los dientes largos a cualquier fan del pop de guitarras en inglés… y que encaja con otros títulos del disco tan «Verano de 1957, California» como ‘Lollipop (Ode to Jim)’.

‘Antisocialites’:

01 In Undertow
02 Dreams Tonite
03 Plimsoll Punks
04 Your Type
05 Not My Baby
06 Hey
07 Lollipop (Ode to Jim)
08 Already Gone
09 Saved By A Waif
10 Forget About Life

Dcode confirma a Daughter, pero no aún a su cabeza de cartel

2

daughterDcode, que tendrá lugar como siempre a mediados de septiembre en el Campus de la Complutense en Madrid (en concreto el día 9), ha celebrado su tradicional rueda de prensa a los pies del «Pisciburguer» de esta Universidad. El festival ya había anunciado nombres como Interpol haciendo su primer disco (y por primera vez en la ciudad en 7 años), Band of Horses, The Kooks presentando «greatest hits» en su única fecha en España, Liam Gallagher presentando su debut solo y éxitos de Oasis, Charli XCX, Miss Caffeina, Carlos Sadness, Maga, Exquirla, Iván Ferreiro, los interesantes La Femme y otros artistas a los que hoy se ha sumado Daughter, el trío autor de ‘If You Leave‘, y más recientemente ‘Not to Disappear‘.

No obstante, se ha informado de que falta el «cabeza de cartel» por confirmar. Su nombre se revelará probablemente ya en julio, por expreso deseo del management de este/a/os artista/s, según ha informado Nacho Córdoba, booker de Live Nation. Ramón Martín, co-director de Dcode, ha comunicado que se repite el esquema de dos escenarios gemelos nunca coincidentes, más un tercero que abrirá a mediodía. Entre los artistas presentes, Esteban de Exquirla (Toundra + Niño de Elche) ha declarado que para él será el tercer concierto que dé en Dcode, recordando que él estudió Audiovisuales en la Complutense, a pocos metros del recinto donde se celebra el festival; y Alberto de Miss Caffeina ha contado que el grupo ha ido a Dcode como espectador y que entiende Dcode como una cita imprescindible «de final de verano» y «final de la ruta de festivales y de gira». A ese sentir se sumaba la organización, consciente de que Dcode es para mucha gente la «fiesta final» y «un lugar en el que reencontrarse con amigos» después del verano.

Por último, también se ha hablado de MadCool no como competencia sino como «hermanamiento», pues ambos festivales están vinculados empresarialmente. Las entradas para Dcode están disponibles a 55 euros más gastos en la web oficial. También hay una APP disponible para iOS y Android.

Axolotes Mexicanos navega un JNSP alternativo en el vídeo de su nuevo single 8bit, ‘Trececatorce’

0

mypictr_380x225-1Axolotes Mexicanos, el trío de Asturias compuesto por Olaya, Juan y Stephen, autor del notable ‘Holi <3’ ha de publicar nuevo disco en algún momento de este año, pero para apaciguar la espera de sus fans, hoy martes publica tres canciones nuevas bajo el título de su single principal, ‘Trececatorce’, que se acompaña de ‘Hazañas bélicas’ (versión de STUKAS) y ‘XXX’.

‘Trececatorce’ es el tipo de 8bit-pop vitaminado que Axolotes Mexicanos acostumbra a bordar y se presenta con un curioso vídeo en el que el trío combate a una mala fotocopia de su banda, Nuevos Axolotes Mexicanos. De la existencia de esta falsa banda Olaya se percata a través de una hojeada a su portal de música favorito, una especie de JENESAISPOP de gran título alternativo en el que sus directores, Gonzalo R. Checa y Adrián Puertas, no se han dejado nada, ni el titular millennial ni los foros ni la sección de destacados. Desde aquí, mil gracias por el homenaje.

Elefant, el sello que publica a Axolotes Mexicanos, escribe que ‘Trececatorce’ es solo «un adelanto de lo que está por llegar». «Hemos encarcelado en Yokohama a Olaya, Juan y Stephen sin comida, sin TV, sin internet y sin distracciones para que se concentren más que nunca y terminen de una maldita vez las canciones de su esperado álbum largo, un disco que si todo va bien verá la luz a finales de este mismo año y si no, también».

Zola Jesus te pone los pelos de punta con el suspense de su nuevo single, ‘Exhumed’

4

zolaZola Jesus publica nuevo disco el 8 de septiembre. Se titula ‘Okovi’ («cadenas» en eslavo) y se presenta con un single que es puro suspense, ‘Exhumed’, compuesto en base a un arreglo de cuerdas frotadas que ponen los pelos de punta. La canción es épica en el mismo sentido que una canción de Florence es épica, aunque también muchísimo más tenebrosa.

Jesus dice que ‘Okovi’ es un disco sobre «pérdida, reconciliación y simpatía por las cadenas que nos mantienen arraigados a las implacables leyes de la naturaleza». Sigue: «la vida, la muerte, los cuerpos, las mentes, las enfermedades, la gente, el derecho a nacer, el deber… Cada uno de nosotros nace con una deuda única y tenemos hasta que nos morimos para pagarla. Sin este precio, ¿qué nos da derecho a vivir? Es más, ¿qué nos da derecho a morir? ¿Somos siquiera libres de decidir?»

Jesus regresó a Wisconsin para trabajar en el sucesor del notable ‘Taiga’ y reencontrarse con sus raíces y con sus traumas, pero el destino quiso que su experiencia en la ciudad volviera a ser turbulenta. «Durante la composición de ‘Okovi’ me encontré con mucha gente cercana a mí intentando morir… La muerte, en todas sus máscaras, ha rodeado a todo las personas a las que amo, y con ello las cuestiones de legado, valor y voluntad».

‘Okovi’:

01 Doma
02 Exhumed
03 Soak
04 Ash to Bone
05 Witness
06 Siphon
07 Veka
08 Wiseblood
09 NMO
10 Remains
11 Half Life

Justin Bieber no abandona su trono en el pop y anuncia single con Guetta; Luis Fonsi defiende su ‘Despacito’

13

jbieberJustin Bieber es número uno global actualmente gracias a su colaboración en ‘Despacito’ de Luis Fonsi y Daddy Yankee, lo que incluye los dos mercados más importantes, Estados Unidos y Reino Unido, y el que más de cerca nos toca, España. Pese a quien le pese, por lo menos comercialmente ‘Despacito’ es la canción del año.

El cantante canadiense también conoce fracasos -su single ‘Company’ no incendió las listas precisamente- pero son pocos sus singles recientes los que no han calado: incluso en 2016 consiguió dos exitazos globales con ‘Cold Water’ de Major Lazer con MØ y ‘Let Me Love You’ con DJ Snake y este año ha vuelto a saborear el número uno americano y británico -y simultáneamente- con la pertinentemente titulada ‘I’m the One’ con DJ Khaled, Lil Wayne, Quavo y Chance the Rapper. ¿Alguien ha dicho rey del pop?

Hoy Bieber anuncia nuevo single y nada menos que con otro rey de las listas, David Guetta, que sabe perfectamente lo que es ser número uno, aunque cierto es que con su reciente single con Nicki Minaj, ‘Light My Body Up’, no ha pasado gran cosa. Esto podría cambiar con el single con Bieber que publica este viernes, aparentemente titulado ‘2U’ por lo que sugiere el tuit de este último publicado esta tarde.

Hablando de ‘Despacito’, como sabéis Bieber no se sabe su letra en español cuando la canta en directo, cosa que ha enfadado a mucha gente en las redes sociales, aunque no al autor principal de la canción, Luis Fonsi. En una entrevista a Rolling Stone, Fonsi ha dicho que entiende la dificultad de Bieber porque el «estribillo de la canción no es fácil de cantar, ni siquiera para hispanoparlantes fluidos como yo. Tiene mucha letra y es muy enrevesada». ¡Lo que tú digas, Fonsi!

Vida Festival agota abonos

3

fleet-foxesVida Festival ha agotado los abonos de su edición de este año. El festival ha anunciado esta información esta mañana en un comunicado: «a sólo unas semanas de celebrar el Vida 2017, ¡anunciamos que los abonos se han agotado! Una noticia que llega tras haber tenido un muy buen ritmo de ventas al largo de todo el año».

Vida, que se celebra del 29 de junio al 2 de julio en Masia D’en Cabanyes de Vilanova i la Geltrú, Barcelona, recuerda que las entradas de día siguen disponibles, aunque su precio cambiará la medianoche del 8 al 9 de junio. «A pesar de que ya no quedan abonos a la venta, aún se pueden adquirir entradas de día para el festival. Unas entradas que subirán su precio a partir del próximo viernes 9 de junio».

El joven festival, imparable y en innegable auge en su cuarta edición, cuenta este año con un atractivo cartel de artistas que incluye los nombres de Fleet Foxes, que presentarán su esperadísimo nuevo disco, ‘Crack-Up’; Phoenix, que harán lo mismo con ‘Ti amo’, o The Flaming Lips. Otros artistas confirmados son Warpaint, La Casa Azul, Devendra Banhart, Las Bistecs, Real Estate, Los Punsetes o Erol Alkan.

Mark Ronson y Kevin Parker estrenan posible nuevo hit con SZA, que adelanta el tracklist de su disco

2

sza-2017Mark Ronson es autor de la canción más vendida de todo 2015, una ‘Uptown Funk’ interpretada por Bruno Mars que presentaba el último disco del productor inglés, ‘Uptown Special’. El álbum contenía otras colaboraciones, entre ellas la de Kevin Parker de Tame Impala, al que escuchábamos en dos canciones, ‘Daffodils’ y ‘Summer Breaking’.

Si aquellas colaboraciones te dejaron con ganas de más, traemos buenas noticias, pues Ronson y Parker han vuelto a trabajar juntos y han compuesto «cerca de 8 canciones» según declaraciones de Ronson a Stereogum. Una de estas canciones ha podido escucharse en la última edición del festival Governor’s Ball, donde ambos músicos han pinchado en un set conjunto, y es un tema bailable junto a SZA que suena a hit, en principio.

Precisamente SZA publica su álbum debut este mismo año. ‘CTRL’, que tantos retrasos ha sufrido, sale esta misma semana, el viernes 9 de junio, y en nuestros foros puedes encontrar su tracklist oficial, que acaba de revelarse e incluye una aparición tan destacada como la de Kendrick Lamar, que rapea en la pista 3, ‘Doves in the Wind’.

‘CTRL’:

01 Supermodel
02 Love Galore (feat. Travis Scott)
03 Doves In The Wind (feat. Kendrick Lamar)
04 Drew Barrymore
05 Prom
06 The Weekend
07 Go Gina
08 Garden (Say It Like That)
09 Broken Clocks
10 Anything
11 Wavy – Interlude (feat. James Fauntleroy)
12 Normal Girl
13 Pretty Little Birds (feat. Isaiah Rashad)
14 20 Something

Susanne Sundfør presenta «música para gente en problemas» con la emocionante ‘Undercover’

10

susanneSusanne Sundfør, la cantante noruega que nos maravillaba en ‘Oblivion’ de M83 y luego en su quinto disco de estudio, el notable ‘Ten Love Songs’, o en el anterior, ‘The Silicone Veil’, a través de canciones como ‘Accelerate’, ‘Memorial’ o ‘White Foxes’, vuelve en 2017 con nuevo disco bajo el brazo, ‘Music for People in Trouble’, que sale el 25 de de agosto.

Si el título «música para gente con problemas» es interesante, espera a escuchar su primer adelanto, ‘Undercover’, una emocionante balada a piano que llega a su punto álgido al final, cuando Sundfør ofrece una interpretación vocal escalofriante. En ‘Undercover’, Sundfør nos habla sobre amores sospechosos: «no te fíes de aquellos que te aman, si los amas a ellos, te decepcionarán, es un hecho», lamenta. «No ames aquellos en los que confías, no está en tu corazón».

El sello Bella Union dice que ‘Music for People in Trouble’ es el disco más «personal y emotivo de Sundfør» y que «la confirma como una de las artistas más atractivas del mundo». «El disco se ha inspirado en el viaje que Sundfør ha hecho a través de varios continentes, desde Corea del Norte a la jungla amazónica, para encontrar una nueva conexión con el mundo y enfrentarse al contraste de sus diferentes ambientes y mundos políticos».

La propia Sundfør escribe que «vivimos en un tiempo de grandes cambios, todo se mueve muy rápido, a veces de manera violenta, otras de manera desalentadora. Creo que mucha gente tiene ansiedad últimamente y quería hablar sobre estas emociones en el álbum».

‘Music for People in Trouble’:

01 Mantra
02 Reincarnation
03 Good Luck Bad Luck
04 The Sound of War
05 Music For People In Trouble
06 Bedtime Story
07 Undercover
08 No One Believes In Love Anymore
09 The Golden Age
10 Mountaineers (feat. John Grant)

Eduardo Casanova cuenta cómo Ana Polvorosa comía por el ano durante el rodaje de ‘Pieles’ en El Hormiguero

10

mypictr_380x225Eduardo Casanova ha presentado su primera película como director, ‘Pieles’, en El Hormiguero. Netflix ha producido esta película que cuenta con un reparto estelar compuesto por actores y actrices como Carmen Machi, Ana Polvorosa, Macarena Gómez, Secun de la Rosa, Candela Peña o Jon Kortajarena y que va sobre gente físicamente diferente y sus problemas para integrarse en la sociedad.

Uno de los reclamos de ‘Pieles’ ha sido el personaje de Ana Polvorosa, que tiene un ano en el lugar de la boca. En El Hormiguero, Casanova ha defendido la valentía de Polvorosa en aceptar este personaje: «Ana no se anda con tonterías, ella es la definición de actriz y lo que le interesa es hacer personajes diferentes que le aporten. El de Ana es un personaje que rompe con los cánones de belleza establecidos a chicas tan guapas como ella».

Curiosamente, Casanova recuerda que Polvorosa no podía comer con sus prótesis de no, por lo que se las hubo de ingeniar para encontrar comida que pudiera introducir en ella. «Para comer Ana buscó cosas que cupiesen en un ano como una zanahoria, que la cortábamos en hilitos y la metíamos por la Prótesis. Pero el mejor alimento para ella era el Mikado».

Cualquiera diría que Casanova, que viene de interpretar a Fidel en Aída, un chaval gay, se podría sentir identificado con alguno de sus personajes, pero él dice se ha «sentido muy querido por todo el mundo» y que nunca ha asumido la posición de víctima frente a la discriminación. «Cuando me ha pasado algo en el colegio nunca he consentido quedarme en el lugar de víctima, porque a mí me han discriminado por cosas y yo también lo he hecho porque soy humano, y ‘Pieles’ es una película que no habla de víctimas sino de gente que está por encima de eso y luchan por ser ellos mismos».

Bob Dylan graba un discurso de 27 minutos para poder cobrar los 800.000 euros del Nobel

7

Bob-DylanBob Dylan no pudo acudir a la ceremonia en la que se le entregaba el Nobel de Literatura porque tenía «otros compromisos» (recordemos que una nerviosa Patti Smith actuó en su lugar), pero para poder cobrar los 819.000 euros del premio, necesitaba enviar un discurso de aceptación dentro de plazo, que acababa el próximo 10 de junio. Y lo ha hecho en la misma semana en que vence el plazo.

El cantautor, que recientemente ha publicado un triple disco de versiones llamado ‘Triplicate‘, ha mandado un texto de 7 páginas, que ha sido transformado en un vídeo de Youtube (solo con audio de Bob Dylan leyendo el texto) alargándose hasta los 27 minutos. Está musicado. En el texto vuelve a hablar, como ya había hecho al saber que recibía este galardón, de algunas de las que han sido las influencias más importantes de su carrera. «Si quiero regresar al origen de todo esto, supongo que tendría que empezar con Buddy Holly», indica al comienzo del texto, para después hablar del Quijote, Moby Dick, la Odisea, Platón, Sócrates o John Donne.

Sara Danius, la secretaria permanente de la Academia sueca, que ha tenido que lidiar estos meses con un auténtico hueso, ha sido de lo más diplomática y ha concluido: «El discurso es extraordinario y, tal y como cabía esperar, elocuente. Ahora que ha sido enviado, la aventura Dylan está llegando a su conclusión».

Fergie niega haber dejado Black Eyed Peas

12

fergie-milf-moneyBlack Eyed Peas estuvieron ayer en el concierto de homenaje a las víctimas del atentado de Manchester. Exactamente hicieron una versión de ‘Where Is The Love’ junto a Ariana Grande. Además Will.i.am saludó a la audiencia de Manchester con un sonoro “¿qué tal, Londres?”, que luego intentó arreglar como pudo desde sus redes sociales.

A nadie se le ha escapado que Fergie no estaba por allí. Como tampoco estuvo un día antes en la actuación que Black Eyed Peas hicieron en la ceremonia de apertura de la final de la Champions, que ganó el Real Madrid el pasado sábado y que puede verse en Youtube (aunque no incrustarse en tu página favorita). Fue un medley de varias canciones.

El grupo ha hecho unas confusas declaraciones de las que se extraía que Fergie ya no era miembro de Black Eyed Peas. Will.i.am ha dicho que nadie va a sustituir a Fergie y que ella está concentrada en su proyecto en solitario y ellos celebrando los 20 años de Black Eyed Peas. También ha dicho que en diferentes canciones, diferentes artistas han cantado con ellos y que así seguirá siendo. Habrá quien se pregunte cuántas veces ha dejado Fergie Black Eyed Peas, pues no es la primera vez que se ha ausentado de uno de sus proyectos importantes (y el concierto de anoche desde luego lo era), pero lo cierto es que un representante de Fergie se ha puesto en contacto con Billboard para negar las informaciones que han salido: «Fergie todavía está en Black Eyed Peas y siente muchísimo amor hacia sus hermanos. Sin embargo, ahora mismo se está concentrando en su nuevo disco en solitario en colaboración con BMG y tiene muchísimas ganas de que sus fans escuchen su nueva música».

Gracias a JohnGZ por el aviso en el foro de Fergie.

Amber Coffman / City of No Reply

9

ambercoffmanDirty Projectors han sido uno de los grupos más importantes en el desarrollo del R&B alternativo de la última década, llamando la atención incluso de las hermanas Knowless, gracias a temazos como ‘Stillness Is The Move’ o ‘Swing Lo Magellan’. De ellos ha formado parte hasta hace poco Amber Coffman, que se enteraba de su salida de mala manera, teniendo que soportar además que un disco llamado tal cual ‘Dirty Projectors‘ versase sin saberlo ella sobre su propia ruptura con el líder del grupo, Dave Longstreth. Y las letras de ese álbum editado este mismo 2017 son un auténtico cuadro.

Para más inri, este disco de debut en solitario para Amber Coffman que se publica esta semana, ‘City of no Reply’, era producido por el mismo Dave. Eso sí, se grabó mucho antes del desencuentro final y se ha ido gestando durante los últimos 6 años. Amber insiste en que no es un disco post-ruptura y lo cierto es que en absoluto lo es. Aquí hay lugar para las declaraciones de amor y para los desencuentros y los problemas de comunicación… pero como en casi todos los discos de música pop. Por el contrario, son muchas las ocasiones que este álbum suena incluso optimista, luminoso y risueño: esto no tiene nada que ver con ‘Vulnicura’ de Björk.

Lo que sí es ‘City of No Reply’ es una celebración de la soledad. La canción principal, el primer single y la que abre el disco lo dice bien claro desde su mismo título, ‘All to Myself‘. La letra habla de ser engullida «por un océano de amor», pero no ha de ser necesariamente el que se siente por otra persona, sino el que hemos de tener por nosotros mismos: «Tengo que cantarlo, cantarlo para mí misma / No hay nadie hacia quien correr / Hay una voz dentro de mí / y es el momento de atenderla». Todo contribuye a dar forma a la que es una de las mejores canciones de amor que se han oído recientemente: pervive en ella el espíritu -la letra o la melodía- de grandes composiciones históricas como ‘All By Myself’, ‘A Whiter Shade of Pale’ o ‘When a Man Loves a Woman’ pero además la distorsión de las voces y la instrumentación tan siglo XXI le dan una personalidad propia. ¿Y no tiene bastante gracia que una de las canciones de amor más hermosas que se han hecho últimamente sea de alguien para sí mismo?

Esa independencia de la que habla Coffman ha producido que pase más tiempo consigo misma y, en ese sentido, ‘Under the Sun’ es una recreación de esos momentos en los que estás a solas con tu música favorita. Se trata además de una pista popera, un tanto girl group, en la que los 60 parecen una influencia decisiva, como en ‘All to Myself’ lo habían sido los 70. Amber dice haber escuchado mucho a Dolly Parton y Minnie Riperton, y esto último es bastante perceptible en el poso soul de ‘No Coffee’, que también suena a clásico (incluso en el tipo de letra «And I’m at the mountain and I’m strong enough») y en la que cuenta cómo echa de menos a su amado. Lo mismo que encontramos, evidentemente, en ‘Miss You’.

Puede que sobre las canciones sobrevuele el fantasma de «la verdad amarga» que se menciona en la central ‘Do You Believe’, una nana jazzy por la que podría asomarse hasta Sade, pero también lo es que hay canciones que encierran un claro optimismo, como es el caso de ‘If You Want My Heart’ («sé que el amor no dura, pero empezaré otra vez de cero»), la final y contemplativa ‘Kindness’ o ‘Dark Night’, que a pesar de su nombre cuenta con una melodía pop y graciosa además de con un estribillo tipo «llámame y yo estaré ahí» que no puede sonar más positivo. ‘City of No Reply’ tiene momentos áridos y más inaccesibles, como ‘Brand New’, pero también otros completamente coloridos y casi bailables (el africanista tema titular admite mash-up nada menos que con ‘Hips Don’t Lie’) que, ante todo, presentan a una artista con un discurso propio y con muchas cosas que decir, y no todas sobre Dave. Lo expresa muy claro la letra de ‘Nobody Knows’ («nadie sabe cómo me siento»), en la que Coffman se «despide del día de hoy» pero por melodía solo puede ser porque el mañana sea mejor. Adiós, Dirty Projectors. Hola, futuro.

Calificación: 7,6/10
Lo mejor: ‘All to Myself’, ‘No Coffee’, ‘Dark Night’, ‘Under the Sun’
Te gustará si te gusta: el clasicismo melódico de una Amy Winehouse o una Carole King pasado por el prisma de Dirty Projectors
Escúchalo: Spotify

Roger Waters vuelve a presionar a Radiohead para que no actúen en Israel

31

2016_RadioheadContinúa el conflicto que enfrenta a Radiohead con varios artistas que ven con malos ojos que el grupo de Thom Yorke actúe en Israel el próximo verano, desoyendo las demandas del pueblo palestino. Entre esos artistas que han firmado una carta pidiendo a Radiohead que no actúen en Israel están Thurston Moore, Tunde de TV On The Radio, el director Ken Loach y Roger Waters de Pink Floyd, que es quien ahora escribe un texto para Rolling Stone.

Thom Yorke había dicho en una entrevista con Rolling Stone que el conflicto estaba afectando a su relación con “el sexto Radiohead”, Nigel Godrich, pues este ha trabajado en el último disco de Roger Waters y cree que este conflicto tendría que haber tenido lugar en privado “en lugar de tirar mierda al grupo en público”. Roger Waters explica en su carta que sí ha intentado resolver el conflicto a través de e-mail con Thom Yorke, comenzando las conversaciones el 12 de febrero, pero que este lo ha percibido como un ataque y que dejó de responder los mensajes hasta que el 4 de marzo volvió a escribir. “No hablar no es una opción”, indica antes de recordar que “hoy es el 50 aniversario de la ocupación de Palestina por parte de Israel, 50 años de ocupación militar, 50 años para un pueblo sin derechos civiles. 50 años de apartheid”.

En la entrevista con Rolling Stone, Thom Yorke se mostraba profundamente disgustado con la presión recibida por estos artistas: «Es profundamente irrespetuoso asumir que o bien estamos mal informados o bien somos tan retrasados que no podemos tomar nuestras propias decisiones. Es paternalista hasta el extremo. Es ofensivo y no puedo entender cómo dar un concierto de rock o ir a una charla en una universidad es un problema para ellos».

Britney se enreda con una máscara en el inicio de su gira mundial

84

britney-slumberBritney Spears ha comenzado su gira mundial en Japón, ofreciendo sus primeros conciertos al margen de su residencia en Las Vegas de este año (a finales de 2016 hizo algún show promocional aparte). El show no ha ofrecido gran novedad con respecto al espectáculo visto en Las Vegas, pero sí ha dejado una noticia que está copando titulares.

Durante la interpretación de ‘I’m A Slave (4 U)’, una de las canciones más arriesgadas de su discografía, incorporó una máscara que terminó enredándosele con el pelo y con el micro, sin que en ningún momento lo que sonaba y supuestamente salía de su boca se viera alterado. No es ningún secreto que Britney abusa de pregrabados y del playback hasta el punto de ser capaz de hacer playback en el Carpool Karaoke, pero en cualquier caso este es el vídeo que más está circulando de su primera salida de Estados Unidos. El drama comienza en torno al minuto 0.40.

La residencia de Britney en Las Vegas ya solía ser noticia por los pequeños incidentes que ha generado: aquel día que tuvo un problema de vestuario, aquel día que tuvo otro problema de vestuario, etcétera. El tour de Britney visitará después de Japón Corea del Sur, Taiwán o Tailandia. El 3 de julio estará en Tel Aviv y en agosto volverá a su residencia en Las Vegas, de la que se despedirá en diciembre.

La playlist: ¿nuevo hitazo de Arcade Fire… o demasiado Abba?

9

Lolo Rodríguez comenta en nuestro canal de Youtube (suscríbete aquí) el que sin duda fue el lanzamiento más importante del pasado viernes, lo nuevo de Arcade Fire. Además de su opinión, lee algunas de las emitidas por nuestros lectores y recuerda el parecido de esta nueva ‘Everything Now’ con cierto tema de Templeton. ¿Estamos ante el hit alternativo del verano?

Por qué se censuró la camiseta de Clean Bandit y otras anécdotas que dejó ‘One Love Manchester’

27

image002-5Anoche se celebró ‘One Love Manchester’, macroconcierto benéfico en favor de las víctimas de los atentados de Manchester tras un concierto de Ariana Grande el pasado mes. El show fue seguido por millones de personas en todo el mundo, y dejó actuaciones emotivas de la propia Grande, Coldplay, Justin Bieber o Marcus Mumford. Estas fueron algunas de las anécdotas que ocupan los titulares hoy.

Liam Gallagher aparece por sorpresa, Noel no

Oasis eran de Manchester, por lo que era bastante extraño que no aparecieran en el cartel del concierto benéfico. Liam Gallagher actuó por sorpresa, destacando su versión acústica de ‘Live Forever’ interpretada junto a Coldplay. ¿Por qué no acudió Noel? ¿Para no cruzarse con su hermano? Liam le increpó a través de Twitter diciéndole que se cogiera un “jodido avión como todo el mundo” para poder asistir al evento. Además, respondiendo a un usuario, indicó que esto no iba sobre “una reunión de Oasis” sino sobre “ayudar a la gente” y «tocar a los chicos unas canciones». “Pero Noel ha mostrado sus verdaderos y jodidos colores otra vez”.

Un portavoz de Noel había indicado con anterioridad: “Tristemente Noel no podrá estar en el concierto de este fin de semana. Ha estado fuera del país por un asunto familiar que implica una estancia larga desde antes de que se anunciara el concierto y no podrá asistir. No hace falta decir que apoya el evento y le desea un enorme éxito”.

Noel estuvo en espíritu porque Coldplay entonaron una versión de ‘Don’t Look Back In Anger’.

¿Por qué se censuró la camiseta de Clean Bandit?

En el mensaje de apoyo de Clean Bandit, BBC decidió censurar la camiseta de Grace Chatt, miembro del grupo. ¿Qué se ocultaba? ¿Una marca? ¿Un lema polémico? No exactamente. Se trataba de una camiseta con el logo de Nike pero apoyando al político Jeremy Corbyn, líder del partido laborista. La BBC consideró que la camiseta podía amenazar “la imparcialidad política del evento”. En Reino Unido hay elecciones el 8 de junio y se prevé pequeña subida de los laboristas y retroceso de los tories, ahora liderados por la previsible ganadora Theresa May.

¿Se pensaba Will.i.am que estaba en Londres?

The Black Eyed Peas acudieron a Manchester para dar un nuevo sentido a la siempre política y reflexiva ‘Where Is the Love’. De hecho su vídeo es uno de los más vistos de la noche con 2 millones de reproducciones en Youtube. Pero Will.i.am salió al escenario saludando a Londres en lugar de a Manchester, con un “¿Qué tal, Londres?”, que rebotó por doquier. Después, lo arregló como pudo en Twitter indicando que se refería “a los ataques de Londres de la noche anterior”. Muy traído por los pelos, la verdad.


Piers Morgan se mete con Ariana Grande y luego se disculpa

El controvertido Piers Morgan había criticado duramente a Ariana Grande por haber abandonado Manchester y no haberse quedado en la ciudad para visitar a las víctimas. “Si la reina puede visitar a las víctimas en el hospital, también puede hacerlo la estrella que pagaron para ver”. Sin embargo, ayer al ver el show se disculpaba. “Te juzgué mal y me disculpo. Eres una joven mujer admirable y ha sido una noche magnífica”.

El vídeo más visto, Miley con Ariana

Casi todas las actuaciones de la noche fueron subidas al canal oficial de BBC en Youtube. De momento, la más vista, con 3 millones de visualizaciones, es el dúo de Ariana Grande con Miley Cyrus, su versión improvisada de Crowded House. Improvisada y con más de un punto de espontaneidad, pero que ya se había hecho antes, como podéis ver bajo estas líneas. En cuanto a iTunes, ‘One Last Time’ de Ariana Grande es número 1 en Reino Unido, triplicando ahora mismo a ‘Despacito’. Se trata de una vieja canción que este país ha adoptado como himno post-atentados y que ha vuelto a las listas británicas, exactamente al puesto 11.

Azealia Banks estrena ‘Chi Chi’

20

azealiaAzealia Banks tiene nueva canción. ¿Puedes escucharla en Spotify, Youtube, quizá en su Soundcloud? Realmente no. El tema llamado ‘Chi Chi’ ha aparecido en su página web www.cheapyxo.com y parece parte de una mixtape llamada ’Slay-Z Vol. 1’ (ya existió una suerte de disco de Banks llamado ‘Slay-Z’ el año pasado. Puedes recordar nuestra reseña aquí). La nueva es una canción oscura en la que el protagonismo queda en manos del texto recitado por Banks.

La letra ya recogida en Genius incluye una referencia a su gran hit ’212’ (“Live from the zoo, this the new 212 / When I move with the crew, y’all burn niggas can’t hang”). Según los usuarios de este site de letras, “Chi Chi get the yayo” es una referencia a la película de 1983 ’Scarface’ de Brian de Palma (‘El precio del poder’ en España), en la que Al Pacino, “Tony Montana”, pide las drogas a Chi-Chi. Otras canciones próximas parece que serán ‘Ain’t Know’ y ‘Playhouse’.

Azealia Banks no ha dejado de publicar música (ni de generar polémica) desde que la conocimos cinco años atrás. Su único álbum de estudio oficial ‘Broke With Expensive Taste‘ llegaba tras varios retrasos en 2014, sin que lograra repetir el éxito comercial de aquel ‘212‘ que despuntó a su edición en 2012. ¿Lo logrará en esta nueva etapa que se abre ahora?

Hit de ayer: ‘Comment te dire adieu’ de Françoise Hardy

4

francoise-commentA principios de 1968 Françoise Hardy, en busca de canciones para su noveno álbum, escuchó en las oficinas de una editorial musical un tema de pop orquestal que le enamoró completamente, escrito por Jack Gold y titulado ‘It’s Hard to Say Goodbye’. Entusiasmada, no paró hasta conseguir grabar una versión en francés de la canción, registrada originalmente por la cantante Margareth Whiting dos años antes. Dicha versión, mucho más lánguida, poco tenía que ver con el arreglo original de Gold, que se puede oír en su posterior edición del 69, una versión al más puro estilo de voces y trompeta de la orquesta de Herb Alpert, tan en boga por aquellos años. La propia Hardy insistió al grabarla con la orquesta de Jean-Pierre Sabar en no cambiar prácticamente ni un solo detalle.

El giro genial de la historia vino a la hora de adaptar la letra, tarea que con gran inspiración encomendó al gran Serge Gainsbourg. Quien, salvo por el título, pasó bastante de complicarse con una adaptación literal; es hasta plausible sospechar que se pusiera directamente a idear algo sin ni siquiera mirar la letra original (bastante poco memorable, por cierto). Su re-creación ha quedado para los anales de la historia de las letras (musicadas) como otra genialidad lingüística del mejor letrista francés del la era moderna, una historia de rechazo amoroso magistralmente cosida mediante una serie de rimas internas con la sílaba “ex”, a veces como final de palabra (“mi corazón de silex arde rápido / tu corazón de pyrex es antillamas”), a veces rompiéndola completamente por la mitad (“necesito que me ex… pliques mejor / cómo decirte adiós”).

Gracias a esa cesura que quiebra las palabras lo que inicialmente seguramente nació como un mero alarde daba lugar a una serie de pausas que dotaban a la canción de una inesperada tensión, lo que en la voz eternamente melancólica de La Divina sonaba a expresión entrecortada de inseguridad (“pero yo preferiría una ex… plicación”). Un acierto mayúsculo, quizá casual. Del recurso “novelty” a la excelencia, ese camino tan difícil y tan gainsbourguiano.

La propina por la colaboración con Gainsbourg llegó cuando Serge le escribió durante las sesiones de grabación su canción ‘Lánamour’, que acabó siendo parte del mismo álbum. ‘Comment te dire adieu’ fue un éxito mundial y hoy en día sigue siendo una de las canciones más reconocibles de la Hardy.
Para los conocedores de la original, recomiendo mi versión favorita: a dúo con Jane Birkin en su especial televisivo ‘Numéro Un’ de 1968. Su interpretación, acompañadas tan sólo por un fenomenal piano Wurlitzer, es como un diálogo cantado acerca del Alex de la canción. Rebautizada ‘Comment lui dire adieu’, su versión desnuda la canción para mostrar cómo una brillantísima melodía aguanta desde el arreglo más complejo hasta el más esquemático.

‘Comment te dire adieu’ suena en el nuevo Popcasting de Jaime Cristóbal, ya disponible en este enlace.

Ariana Grande canta con Black Eyed Peas, Miley Cyrus y Coldplay en One Love Manchester

15

ariana-oneloveAriana Grande ha vuelto a actuar en Manchester un par de semanas después de que 22 personas falleciesen a causa de un atentado terrorista suicida a las puertas de un concierto suyo en el Manchester Arena. La cantante ha aparecido sobre el escenario después de que abrieran la noche Marcus Mumford con un minuto de silencio y el tema ‘Timshel’ de Mumford & Sons, Take That introduciendo a su vez a su ex compañero Robbie Williams (a quien han dado un abrazo), Niall Horan, Pharrel Williams y Miley Cyrus (estos dos últimos han colaborado en ‘Happy’). Miley también ha cantado una balada llamada ‘Inspired’.



Ariana Grande ha interpretado en principio dos temas, ‘Be Alright’ y ‘Break Free’, este último bastante emocionada, y después de la actuación de Little Mix (teloneras de su gira americana), ha vuelto repetidas veces al escenario para interpretar ‘Better Days’ en compañía de Victoria Monet, ‘Where Is the Love’ junto a Black Eyed Peas, ‘My Everything’ junto al coro Parrs Wood High School Harmony, ‘Don’t Dream It’s Over’ de Crowded House con Miley Cyrus y ‘Don’t Look Back In Anger’ de Oasis con Coldplay (en esta última solo figurando), entre otras colaboraciones. Ha dicho que en algún momento había pensado en cambiar de setlist, pero que la madre de una de las fallecidas le ha dicho que la chica de 15 años, «Olivia, habría querido oír los hits».



También han actuado Imogen Heap, quien sentada a su piano ha interpretado ‘Hide and Seek’; y Katy Perry, que ha cantado una versión acústica y llena de nuevo significado de ‘Part of Me’ y ‘Roar’. Un setlist acertado adaptado al evento y sin canciones nuevas (otra cosa ha sido ese planazo suyo comiéndose un helado), todo lo contrario del de Liam Gallagher, que a pesar de ser original de Manchester, ha desconcertado bastante con ‘Rock’n’Roll Star’ y su nuevo single. Por suerte, ha terminado haciendo ‘Live Forever’ en acústico con Coldplay.


Tras Perry, era el turno de Justin Bieber, que solo con su guitarra ha interpretado ‘Love Yourself’ y ‘Cold Water’ y ha hecho un bonito homenaje a las víctimas y una llamada al amor. Igualmente entre los momentos más emocionantes de la noche, ‘Angels’ de Robbie Williams, ‘Rule the World’ de Take That y ‘Viva La Vida’, uno de los temas que han tocado Coldplay. La noche ha terminado con el tema de Ariana adoptado por Manchester como himno, ‘One Last Time’, con todos los invitados sobre el escenario, y una preciosa versión de ‘Over the Rainbow’ de Grande sola, en la que ha tenido que contener las lágrimas.


Paul McCartney, Sam Smith, Kings of Leon, Chainsmokers, Dua Lipa o Clean Bandit, Stevie Wonder y David Beckham están entre las personalidades que han querido enviar mensajes de apoyo a la ciudad a través del vídeo.

Grace Jones y Arcade Fire maravillan en un Primavera Sound donde Haim actuaron por sorpresa

8

haim-primavera-soundLa última jornada de Primavera Sound en el Parc del Fòrum se saldaba con la mareante cifra de 200.000 visitantes en total, sumando la asistencia de estos últimos cuatro días de conciertos más los distintos eventos repartidos en la ciudad de Barcelona durante el mes de mayo. Arcade Fire, ya en el gran recinto que se preveía, eran el gran atractivo del día, secundados por propuestas tan diversas como las de Grace Jones, Van Morrison, Metronomy o Japandroids. La sorpresa del llamado Unexpected Primavera que nos reservaba el sábado era un concierto de las hermanas Haim a las 3 de la mañana.

El israelí Shye Ben Tzur y su banda india, la Rajasthan Express, salieron al escenario Ray Ban sin Jonny Greenwood de Radiohead, que de todas formas contribuyó a su disco poco más que arreglos de guitarra y electrónicos, en absoluto esenciales en un directo magnético en el que los ritmos hindúes transportaban a otra dimensión de la realidad y obligaban al cuerpo a bailar sin descanso. Shye Ben Tzur además proyecta el carisma de un gran orador, pero los miembros de la Rajasthan Express se llevaron toda mi atención: unos señores mayores tocando y pasándoselo como niños regalando su cultura al público español… Imperdible. Jordi Bardají

Llegó, vio, venció… y se fue corriendo. Van Morrison dejó a su banda, perfecto equilibrio de técnica y calidez, tocar unos solos de despedida mientras el público seguía coreando incesantemente ‘Gloria’. Y es que el venerable soulman irlandés fue tan pulcro y afinado en sus interpretaciones, gobernando a su grupo con maestría y brillando cuando tocaba hacerlo, con elegancia exquisita. Pero también tan extremadamente profesional que su actitud resultó algo fría, displicente con el público en todo momento. Esto, en todo caso, no afectó a un concierto que, si bien se hizo algo largo de más cuando mediaba la primera hora, estuvo plagado de clásicos propios y ajenos, que incluyeron nada menos que ‘Moondance’ a la segunda de cambio. Tras una fase algo errática, volvió a encadenar cancionazas memorables como ‘Jackie Wilson Said (I’m In Heaven When You Smile)’ o ‘Wild NIght’ hasta dar al público lo que parecía esperar para despertar del todo: ‘Brown Eyed Girl’. Raúl Guillén

Metronomy traen una puesta en escena sencilla pero llamativa, compuesta por tres placas blancas de cristal translúcidas tras las cuales tocan teclado, guitarra y batería, y con el líder Joseph Mount y su bajista al frente. El grupo presenta ‘Love Letters’ y su pop electrónico arrebata a los asistentes fácilmente: no hay que saberse ‘The Bay’ entera para disfrutar de un concierto de Metronomy porque el grupo sabe cómo hacer bailar a su público. Un concierto muy agradable a la par que «groovy» del que destaco una tontería, que el grupo enlazara sus canciones con lo que parecía la base de ‘Billie Jean’ de Michael Jackson. Así cualquiera pierde el ritmo. Jordi Bardají

Los escoceses Teenage Fanclub no se han separado oficialmente en sus casi 30 años de carrera, pero su concierto en el Escenario Primavera tuvo cierto sabor de reunión o, al menos, de deuda pendiente de satisfacer. Apenas comenzó a sonar ‘Start Again’ se generó una comunión instantánea con un público que les llevó en volandas desde el minuto 1, incluso aunque su sonido o fuera perfecto. Pero claro, sus canciones son oro puro en forma de pop de guitarras y eso puede con cualquier cosa. Con un setlist que equilibró a la perfección pasado y presente (canciones como ‘I’m In Love’ o ‘Thin Air’, del reciente ‘Here’) no desentonaron ante los grandes clásicos), los de Glasgow supieron meterse a la pista, repleta de emocionados y entregados fans de muy distintas edades, en el bolsillo sin aparente esfuerzo, hasta acongojar con ‘Sparky’s Dream’ y la catártica ‘Everything Flows’. Las cámaras que enfocaban a las primeras filas solo mostraban sonrisas, sonrisas, sonrisas y ojos brillantes. Raúl Guillén

grace-jones-03-heineken-primavera-sound-2017_eric-pamies

No decepcionó Grace Jones en Heineken: la cantante salió semidesnuda, con las titties al aire, pintada de cuerpo entero en el estilo tribal que ya presumió en sus conciertos de 2015, embutida en un corsé que se camuflaba con su cuerpo, con un tocado de plumas negras y con la cara cubierta por una máscara de cráneo dorada. Es un absoluto espectáculo simplemente ver a esta señora de 69 años pasearse por el escenario con los estilismos más extravagantes y fabulosos que te puedan venir a la mente, pero no hace falta recordar que Jones es tan icono de la música como icono de la moda y en su imagen se basa un espectáculo centrado en el lucimiento de ella, aunque también de su voz, que sigue en buena forma, como demostró su versión a capela de ‘Amazing Grace’ (got it?). El concierto tuvo muchos grandes momentos -Jones haciendo twerking, Jones bajando a tocar a su público, Jones bromeando con lo mucho que le gusta la coca- pero yo me quedo con su interpretación de ‘Slave to the Rhythm’ mientras hacía el hula hopp, sin despeinarse durante seis minutos, estática como atrapada en un loop temporal. Y sobre todo, para lo que sirvió la actuación de Jones en Primavera Sound es para recordarnos su fantástico repertorio: ‘Libertango’, ‘Private Life’, ‘My Jamaican Guy’, ‘Pull Up to the Bumper’… y presentar un nuevo tema, aparente titulado ‘Shenanigans’, que dice «no está a la venta y no podéis comprar». ¿Vendrá en ese supuesto próximo disco que no termina de llegar? Jordi Bardají

arcade-fire05-mango-primavera-sound-2017_sergio-albert

Voy a ser sincero: nunca me ha gustado ‘Wake Up’ de Arcade Fire (no suelo ser fan de los «oh oh ohs» populistas en la música pop, salvo excepciones), pero además tampoco entiendo muy bien qué hace abriendo un concierto del grupo, pues aparte de ser su canción más popular -que eso da igual-, a lo que suena es a canción de despedida… ¿o no? En cualquier caso, los grandes cabezas de cartel de Primavera Sound ofrecieron casi el mismo set que ya regalaron dos días antes por sorpresa (aunque evidentemente tocaron más canciones, por ejemplo ‘Neon Bible’, que no tocaban desde 2009), lo que por supuesto incluye su nuevos temas, ‘Everything Now’, que en directo suena a clásico instantáneo, y ‘Creature Comfort’. Espero, por cierto, que la próxima vez haya menos tensión entre el público, que estamos en un festival y hay que pasarlo bien, no ir literalmente pisoteando a la gente para llegar a las primeras filas como si se fuera a aparecer la Virgen María. Y una pena que el viento obligara a retirar las pantallas para disgusto de las últimas filas. Jordi Bardají

Mientras un 60% (a ojo) del público debía agolparse para ver más o menos en la hontananza a Win Butler y sus compañeros (el fuerte viento obligó a retirar las pantallas laterales), en otro punto del Fórum una nada desdeñable cantidad de público, sobre todo británico, jaleaba al pelirrojo King Krule y su banda. Lo cierto es que parecía que había que estar muy metido en las primeras filas o conocer bien sus canciones, a medio camino de los efluvios jamaicanos y el no-wave de James Chance & The Contortions, para disfrutarlo. Así que decidí dar una oportunidad a unos Wild Beasts que, dada su posición en el horario, parecían haber sido castigados en el slot. Sin embargo, el bastante escaso público (diría incluso que menor que el de King Krule, lo que son las modas) que congregaron en el Ray Ban pudo disfrutar de un auténtico conciertazo a todos los niveles. Con un repertorio mucho más que sólido construido a partir de sus cinco LPs (centrado, lógicamente, en ‘Boy King’) y ejecutado con pasión y precisión, Hayden Thorpe y Tom Fleming se repartían eficazmente las tareas vocales y la labor de frontman para dejar la convicción de que no se fue justo con ellos en el slot. Docenas de personas que se organizaron para improvisar una coreografía durante ‘He The Colossus’, que incluso fascinó a un Nic Offer de !!! que andaba por allí, no pueden estar equivocadas. Raúl Guillén

Pudo ser la típica bravuconada que un músico suelta para quedar bien y dorar la píldora al respetable, pero cuando David Prowse, batería y cantante del dúo Japandroids, soltó que Primavera Sound era su festival favorito de todo el mundo nos lo creímos. Sobre todo, porque la recepción que la audiencia les profesó fue de auténticas estrellas. Y ellos correspondieron con sudor, ruido, ganchos coreables y contundencia. Puños en alto, stagediving por doquier (había más tráfico ahí que en la Ronda Litoral), pogo y gargantas dando lo que les quedaba ante su fantástico repertorio de rock de ascendencia punk, a lo The Replacements, con ‘Near To The Wild Heart of The City’ erigido ya en himno y cerrado, como es habitual, por la enorme ‘The House That Heaven Built’. Raúl Guillén

Ya pensábamos que en la última jornada no tendríamos una sorpresa como las que Primavera Sound obsequió (o hizo maldecir a los que se las perdieron, según se mire) a sus visitantes en los días previos, primero con Arcade Fire y después con Mogwai. Pero entonces llegó el rumor: Haim presentarían su nuevo disco ‘Something To Tell You’, a las 3:00h AM en el Ray Ban. Todo cuadraba: había un hueco considerable en el slot entre Wild Beasts y !!!, justo al terminar Japandroids en el Primavera. La noticia, difundida por el festival a través de su app de móvil, llegó a la suficiente gente como para abarrotar en pocos minutos el graderío y la pista ante el escenario, y las tres hermanas californianas, secundadas por su batería y teclista habituales, se dieron el baño de masas que no pudieron 3 años atrás, en el regalo envenenado que tuvieron al abrir el hoy llamado Escenario Heineken.

Su breve set, de apenas 40 minutos, tuvo exactamente lo que cabía esperar: arrancaron con un ya coreado ‘Want You Back’, su nuevo single, al que sumaron los también novedosos ‘Right Now’ (más explosivo que en la versión de estudio, pero igualmente magnético) y ‘Little of Your Love’, pero no se escatimaron ni uno de los hits que contenía su notable debut. En esta ocasión, además, la cercanía de este recinto jugó en favor de sus múltiples poses, mohínes, bromas y truquitos escénicos (volvieron a emplear el del set de percusiones tocado por las tres). Mención aparte, claro, para las bassfaces de Este –la más carismática de las tres, en verdad– que solo pueden hacernos quererla. Su concisión jugó del todo a su favor y lograron hacer bailar con su pop neo-wilsonphilipesco post-fleetwoodmaquero incluso a los más reticentes. Estoy seguro de que anoche hubo conversos. Raúl Guillén

Fotos Eric Pàmies: Grace Jones
Fotos Sergio Albert: Arcade Fire

Noticia en elaboración. Pronto, más reseñas.