Inicio Blog Página 1305

Die Antwoord, Caribou, Kiwanuka y León Benavente resucitan tímidamente MadCool

3

dieantwoordMadCool no resolvió todos sus problemas logísticos del jueves y de nuevo se vivió el caos en las barras hacia las doce de la noche en una segunda jornada que reunió a menos público (32.896 personas frente a las más de 34.000 del día anterior). Además de mantenerse las largas colas cuando había quedado claro que el personal de camareros era insuficiente e ineficiente, en la barra frente a la zona de comida no quedaba cerveza ni Pepsi y en otra lo que no quedaba era vino («lo están trayendo», decían algunos empleados, sumidos en una envidiable calma zen), con lo cual no era posible pedir kalimotxo. Al final, cuando veías a alguien en estado de embriaguez daban ganas de preguntar: «¿tú venías así de casa, verdad? Desde luego aquí dentro no lo habrás conseguido». El festival patrocinado por Alcohólicos Anónimos, que considera los problemas del jueves solucionados en una simpática nota de prensa («un segundo día en el que las incidencias del viernes (sic) quedaron solventadas y el festival vivió un ambiente inmejorable») tampoco cumplió la promesa realizada por la tarde por la organización de aceptar dinero en los puestos de comida. «Yo también lo he leído, pero lo tenemos prohibido», nos indicaba misteriosamente uno de los dependientes.

También es muy cuestionable la celebración de Caribou en recinto cerrado, con pabellón casi a reventar, con el personal de seguridad completamente desesperado intentando evitar que la gente se agolpara en las vallas de las gradas; mientras una banda más tranquila como Band of Horses tocaba fuera. Y por supuesto que no se usen los tres pabellones cerrados de la Caja Mágica para la programación de dj’s entre 3 y 6 de la mañana, lo que, sin molestar a los vecinos, regularía el uso de taxis, pues mucha gente optaría por irse a casa en los coches disponibles y otra por esperar al metro.

Comenzamos la tarde con Kings of Convenience, que en formato dúo y acústico abarrotaron el Escenario 4. En ningún momento dejó de seguir sumándose gente al graderío. Erlend Øye y Eirik Glambek Bøe contaron con el apoyo espontáneo del público haciendo palmas y pitos en canciones favoritas de su repertorio como ‘Singing Softly to Me’ o ‘I Don’t Know What I Can Save You From’, mientras en otros momentos el show decaía un poco. Erlend llegó a enfadarse. «¿Sabéis qué podemos hacer?», se preguntó, encontrándose con que la gente empezaba a pedir canciones. «No, sabemos perfectamente qué tocar. Me refiero a qué podemos hacer para que la gente se calle. Es muy molesto», espetó. Que la gente hablando en conciertos acústicos es odiosa lo sabemos hace años, pero también cabe plantear si el dúo confía demasiado en el formato acústico y en un repertorio que no se renueva hace tiempo. No les vendría mal álbum nuevo, porque no todas las canciones que tienen son tan sobresalientes como ‘Boat Behind’, en la que el público entonó un preciosísimo coro; ‘Know-How’, lo mismo, produciendo un momento realmente bonito cuando el respetable hacía las voces de Feist; su obra maestra ‘I’d Rather Dance With You’ y la final ‘Misread’. Quizá si tuvieran 15 canciones tan buenas como todas estas igual el público habría callado todo el rato.

Kings Of Convenience

Michael Kiwanuka dio la gran sorpresa de la tarde/noche. Cuando pensábamos que de nuevo nos encontraríamos casi solos en el Escenario 5, resultó que la pista de este estaba casi llena para recibirle (se había corrido la voz de la existencia o simplemente el artista vive un gran momento). Ante el numeroso público, el protegido de Adele deslumbró con una desestresada y calmada pero nunca aburrida lección de rhythm and blues que tuvo varios desarrollos instrumentales que agradecer a Prince por él y su solvente banda. Muestra de lo que se le avecina, el hecho de que dos de los momentos álgidos correspondieran a dos canciones nuevas de su inminente largo, en lugar de a las más conocidas de su debut. Vibrante y muy bailable la versión acelerada de ‘Black Man In a White World’ y sobre todo la preciosa ‘Love & Hate’, reservada para el final. Imposible salir de allí sin tararearla. Papa-parapa-para-pará… Papa-parapa-para-pará… Papa-parapa-para-pará…

MichaelKiwanuka

La idea de contar con Jane’s Addiction con motivo del 25º aniversario de ‘Ritual de lo habitual’ por lo menos era original. El disco tenía hits en los albores del grunge como ‘Stop’, otros temas próximos al funk como ‘Been Caught Stealing’ y mucha más variedad de la que recordabas o te sonaba en una segunda mitad más introspectiva en ‘3 Days’, ‘Then She Did’ o el vals psicodélico de ‘Of Course’, que algunos se pusieron a bailar cual Danubio Azul. Es una gozada cómo una simple línea de bajo puede llevarte varias décadas atrás, y el grupo logró una buena conjunción de guitarras, pianos e incluso violines. Sin embargo, la conexión no fue completa. Perry Farrell, de traje blanco con camisa negra de lentejuelas y maquillaje resaltando su palidez, ejerció de amanerado y carismático frontman, pero sin conectar con el público casual. Había un componente femenino e incluso exuberante en ‘Ritual de lo Habitual’, un álbum que comenzaba con una cita en castellano de la que el grupo consideraba «la Marilyn Monroe latina», Cindyana Santangelo, y gran parte del disco se dedicaba a la muerte por sobredosis de heroína a los 19 años de su amiga Xiola Blue; pero me consta que la presencia de go-go’s ejerciendo de stripers durante parte del espectáculo fue entendida como algo anticuado y sexista. La versión de ‘Rebel Rebel’ de David Bowie sobró. Quizá el retrato de la decadencia era deliberado, pues el rock de la época ya hablaba de ella desde su juventud…

León Benavente llegaron a Mad Cool de pura chiripa, a causa de la cancelación de la actuación de Fuel Fandango. Pero eso no fue impedimento para que, minutos antes de su actuación, se formase una larga cola a las puertas del escenario de La Caja Mágica que -esta vez sí- los servicios de seguridad despacharon con bastante rapidez mientras comenzaban a sonar los primeros acordes de ‘Tipo D’. Los de Abraham Boba venían a presentar ‘2’, su segundo largo de estudio, y no defraudaron en ningún momento: se nota que, ya sea con Nacho Vegas o con Tachenko, todos los integrantes de la banda han chupado bastante carretera y mucho escenario. Encandilaron al público con trallazos como ‘Ribera’, ‘Aún no ha salido el sol’ o ‘Gloria’, que el público bailó a rabiar; sin olvidarse de su primer trabajo, recuperando -entre otros- ‘Revolución’ y ‘Ser Brigada’. Agradecieron a los asistentes más talluditos «haber cambiado el revival de los 90 de Jane’s Addiction por León Benavente” y se despidieron a lo grande, metiendo bien de ruido». Lolo Rodríguez.

El mismo pabellón de León Benavente se llenaba casi hasta los topes para recibir a Caribou. Costaba recordar el día que esta persona sudaba tinta para llenar Razzmatazz. Miles de personas esperaban pacientemente al comienzo de su set, que se retrasó 10 minutos, y que destacó por su esqueleto orgánico. Una banda de blanco de cuatro músicos interpretó voces, riffs de teclado que tontamente habíamos supuesto pregrabados, y por supuesto vigorosas percusiones que mantuvieron al público en pie pese a la disponibilidad de asientos en las gradas. El único bajón fue la iluminación. Si un día antes en El Guincho las luces fueron dadas en mitad de una canción por error, provocando que Pablo apretara el botón de «bakalao», en este concierto nunca se terminaron de apagar del todo. Y que la gente pueda verte bailando, poniendo caretos o cantando es una bajona. Por lo demás, excelente como siempre Caribou, tanto en los momentos de baile (‘Our Love’, la segunda del setlist), como en los más emocionantes (‘Back Home’) y por supuesto en la supertraca final con ‘Odessa’, ‘Can’t Do Without You’ y ‘Sun’.

Lo siento en el alma por 091, pero después del subidón de electrónica de Caribou no eran una opción. La única opción posible era un nuevo revival de The Prodigy como reencuentro con la electrónica noventera británica. Aunque lo suyo era muy sui generis y más guarrete, las bases estaban bien impregnadas de big beat y los breaks y drops que tanto hemos escuchado en los últimos años de vuelta. No faltaron los hits de ‘Fat of the Land’, con ‘Smack My Bitch Up’ reservada como canción final antes de un eterno bis que nadie pidió, pero a The Prodigy ni los vimos ni a duras penas los intuimos hasta que esta mañana hemos recibido una foto de prensa vía e-mail. El grupo opta por un montaje lleno de claroscuros, luces y sombras, y en una palabra, humo, que no te termina de meter en el show. Las arengas tipo «All the Spanish people», «all the warrior people», «all my fucking people», «all the voodoo people» fueron una completa pesadez rozando el acoso y derribo, y el modo en que las bases se cortaban de repente al término de alguna canción no dice nada bueno sobre la autenticidad de su directo.

theprodigy

Un varapalo para The Prodigy fue que inmediatamente después aparecieran Die Antwoord. El grupo sudafricano -en formato DJ y dos bailarines junto a los dos líderes- también apuesta por el feísmo (la palabra «ugly» es clave en sus pantallas) pero, a falta de contar con mejor repertorio, ganó por un sonido mejor, mejores proyecciones (dibujos con forma de polla, etc), mejor montaje y mejor presencia escénica. Su sonido resultaba francamente moderno en contraste, alternando trap con ramalazos incluso trance, un hip-hop muy heredero de Beastie Boys y un perreo copieteado descaradamente de M.I.A. Yolandi nos conquistó con su voz de pito y Ninja, esa suerte de Eduardo Gómez Manzano, es decir, la persona más fea del mundo que se atreve a marcar paquete, lo hizo con su español entre «culito» y «oé-oé-oés» futboleros. Impagables sus primerísimos planos en el montaje. Al fin se vio a gente dándolo todo por doquier y haciendo el imbécil a ritmo de algo. Al fin MadCool se convirtió en festival.

antwoord

Meghan Trainor actuará por primera vez en España

3

meghan-trainor-no-cover-413x413Meghan Trainor, una de las artistas que más controversia generan internamente en nuestra redacción, pues tenemos redactores que prefieren su primer disco, redactores que prefieren su segundo disco, redactores que piensan que ‘All About That Bass’ es una obra maestra, redactores que piensan que es ultra básica, redactores que piensan que las cuatro primeras canciones de ‘Thank You‘ son dignas de Disco Recomendado y redactores que no, anuncia su primer concierto en España.

Se tratará de un evento llamado Coca Cola Music Experience 2016 que tendrá lugar en el Barclaycard Center de Madrid durante el próximo 15 de octubre, y para el que también se han anunciado a Xriz y Hometown. Faltan más artistas por confirmar, pero las entradas ya están a la venta en Ticketea. La noticia ha convertido a Meghan Trainor en «trending topic» en España pese a las pésimas ventas del álbum en nuestro país y en todo el mundo.

Jean-Michel Jarre y Niño de Elche arrasan y ANOHNI decepciona en Sónar

20

jeanmicheljarre2El directo anterior que conocíamos de El Guincho poco tiene que ver con lo que nos ofreció en las primeras horas de la tarde en Sónar este viernes. Si anteriormente se veía obligado a controlar samplers y demás artilugios tecnológicos y parecía sufrir por un alto grado de autoexigencia, lo cual se trasladaba al público, en la actualidad se le ve más relajado y además disfrutando. El formato banda con tres músicos de Extraperlo hace que un disco como ‘HiperAsia’, ligeramente cuestionado por su exceso de efectos vocales, en directo sea bastante más fácil de digerir. Como el día anterior en MadCool, no dejó ‘Cómix’ para el final, sustituyendo la parte de La Mala por la de uno de los percusionistas y de nuevo ‘Bombay’ sonó casi de cierre, justo cuando empezaba a llover otra vez (había parado cuando empezaba). Sr John.

Mikael Seifu es uno de los productores tecno más destacados de la actualidad y su set en SónarHall fue, sin duda, uno de los mejor vistos en la actual edición del festival hasta el momento. El músico etíope desplegó con tremenda elegancia sus densas y viscosas producciones en un directo recargado de efectos y, por momentos, muy próximo a la intensidad de Jon Hopkins y a la oscuridad de Burial, así como al misterio de Flying Lotus, a quien recordó también por su juego con los compases rítmicos poco convencionales. Artillería pesada no, lo siguiente la de Seifu, que combinó programaciones de una corpulencia monumental con paisajes amorfos e ingrávidos de una exquisitez soberbia, y aunó beats pedregosos, distorsión y ambientaciones especiales retorcidas hasta lo siniestro con enorme maestría tras los platos. Tan recomendable como suena. JB y Sr John.

Al británico Steve Goodman, conocido como Kode9 además de como fundador del sello Hyperdub, y entrenado en la escuela del drum’n’bas, el jungle y el dubstep, era el encargado de ponerse a los platos después de Jean-Michel Jarre. Pero por la tarde, en el Sónar Día, había ofrecido junto al alemán Lawrence Lek un show basado en un lujoso hotel automatizado. Los visuales eran más de drones en un videojuego de los 90 que de un edificio inteligente. Mucho mejor fue lo sonoro, con las bases dubstep como esqueleto. A pesar de abarrotar el SónarHall, la respuesta del público fue tibia. Su sesión nocturna no se quedó vacía, pero tampoco supo retener al escaso público, oscilando entre los extremos del futurismo y la oscuridad y sin levantar demasiada empatía antes de James Blake. Y eso que empezó con el grito de guerra de Gary Glitter y pinchó a Kelela. Tibio como el espectáculo de la tarde. Sr John.

La música, compositora y artista sonora Myriam Bleau sorprendió ayer en SónarComplex con su nuevo espectáculo audiovisual, ‘Soft Revolvers’. Fue una especie de DJ set sin platos ni mesa de mezclas. Bleau improvisó música a partir de la manipulación de cuatro gruesos «platos» de acrílico transparente con un cilindro introducido en el medio que actuaban como peonzas y que, con el movimiento, emitían luz y modernísimos sonidos electrónicos a medio camino entre el tecno abstracto y la música de baile. Bleau manipulaba estos objetos como si fueran vinilos con la diferencia de que eran estos, ayudados por un sensor de datos, y no una máquina externa los que producían sonido. Fue un espectáculo interesantísimo, si bien algo frustrante en partes por la rapidez con la que Bleau interrumpía el desarrollo de sus composiciones improvisadas una vez parecían estar tomando forma de composición completa, pero es lo que tiene la improvisación. En cualquier caso, un show que nadie debería perderse. JB.

La marihuana debería ser legal. Lo digo yo pero también lo dijo ayer Rebel MC, que actuó ayer bajo su alias Congo Natty y ofreció una buena sesión de reggae y jungle al sol. El músico inició su espectáculo con ‘Is This Love?’ de Bob Marley, a la que siguió otro clásico del músico, ‘Could You Be Loved’, para entregarse justo después a los adrenalíticos ritmos jungles que pueblan su último disco, ‘Jungle Revolution’. Y de revolución habló Rebel ayer también. «Estamos aquí por la revolución», expresó. «No creemos en los políticos, amamos la música y amamos la vida». Muy bien dicho. JB.

Un sonriente Danny L Harle pinchó desde la cabina de SónarVillage varios de sus mejores temazos, entre los que incluyó ‘Ashes of Love’ con Caroline Polachek, que no me convencía antes de ver en vivo y ahora me encanta, y ‘Super Natural’, su nuevo tema con Carly Rae Jepsen (aún inédita) a quien recordó también en una remezcla híper azucarada de ‘Call Me Maybe’ (sí, esto era posible). Triunfó su gran hit, ‘Broken Flowers’, pero la selección de Harle fue divertida de principio a fin y el músico se mostró, en todo momento, tan adorable y achuchable como efectivamente parece en sus fotos de Instagram. «Huge Danny» en toda su esplendor. JB.

Niño de Elche ha pasado de ser la sorpresa del año pasado, tras el brutal éxito de ‘Raverdial’, a tener la responsabilidad de igualar, como mínimo, tal afrenta. A Francisco Contreras, o lo que es lo mismo Niño de Elche, se le ve que le gusta el show, él es un show en sí mismo y además lo transmite. Contando de nuevo con Los Voluble -sumándose para la ocasión Pablo Peña (Pony Bravo) y el guitarrista Raúl Cantizano-, la idea esta vez era ubicar el Mediterráneo como un cruce de caminos cultural y como cementerio actual de personas anónimas, víctimas de la hipocresía migratoria. El resultado, en el que se incluyen cantes y escritos fue una verdad incómoda en toda la cara, un espectáculo más doloroso que ‘Raverdial’, que supuso algunos abandonos de una sala llena. Ya casi al final llegó el balón de oxígeno con la vena queer y una canción que podría titularse ‘Ese Hombre’ o ‘Es el amor’, y vídeos donde aparecía el activista LGBT Ocaña (José Pérez Ocaña). Chapeau por Niño de Elche. Sr. John.

ninoelche

Un rato en Underground Resistance presents Timeline era revitalizante por su onda house sobre saxofón casi hasta el final, cuando dejaron de tocarlo. Ese buen rollo de felicidad colectiva traía el recuerdo de los discos de Incognito. Gran error no incluirlos en nuestra selección de recomendaciones a pesar de estar recomendados en nuestros foros. Mea culpa. Con estas nos fuimos a John Grant, que nada más aparecer nos dice que está encantado de estar en Barcelona, en perfecto castellano, y que vamos a mover el culo un rato a pesar de que hablemos del amor. Una pena que no hubiese más público al inicio (aunque sí terminó con gran aforo). Y aunque sea trivial decir que iba vestido con gorra, camiseta y pantalón, en negro riguroso, hizo mucho por el show verle bailar despacio todo el rato de un lado a otro del escenario -salvo cuando tocaba los teclados- con la serenidad de comulgar perfectamente con una banda a la que hay reconocer el mérito de destacar la voz de Grant por encima de todo. Él habla de amor y el público, interrumpiendo antes de que acabe algunas canciones, aplaudiendo y jaleando. ¡Lo sentimos! Sr John.

Santigold centra su espectáculo en el concepto de consumismo voraz que enmarca su nuevo disco, el recomendable ’99¢’. En pantalla pueden verse proyecciones en un 3D rudimentario en las que Santigold vende productos o aparece bailando en supermercados, y en el escenario, la verdadera Santigold alterna looks de cantante de girl group con looks de cantante de hip-hop mientras sus dos bailarinas sujetan carteles de «se vende oro» con la gracia de unas azafatas del «1 2 3». Por suerte, en directo, las canciones de Santigold suenan completamente impecables, especialmente ‘You’ll Find a Way’, que abre show en una espectacular encarnación electro en lo que ha de ser una de las mejores aperturas en un concierto de pop que he visto nunca. La artista, sin embargo, permanece siempre en un extraño segundo plano dominado por sus propias canciones, que, desde luego, llaman más la atención que ella, cuyo dominio del escenario es pobre aunque, vocalmente, en ningún momento falle. Entre los cortes rescatados, destacaron la sugerente ‘Big Boss Big Time Business’, así como una ‘Creator’ que sigue sonando igual de bien que siempre y para la que subió a parte del público al escenario, y la batucada que precedió al tema final, ‘Can’t Get Enough of Myself’. Repite hoy. JB.

santigold_sonarvillage_sonar2016_leafhopper_009

A Jean-Michel Jarre, acompañado de dos percusionistas, le encontramos cercano, recortando distancias constantemente con el público por lo apasionante que resultaba comprobar su dedicación a la reproducción de melodías sintéticas, ejecutadas como siempre le han gustado: con un alto desarrollo tecnológico para que no quepa la menor duda de que nada está sujeto a la improvisación. Y lo más importante, el estreno de su espectáculo logró consolidar no solo su figura como pionero dentro de la música electrónica, sino también en cuanto a la importancia de la parte visual. El resultado es entrañable: es inevitable admirar a un artista entregado a su causa sobre infinidad de teclados -con la misma postura tan vitalista que hace décadas caracterizaba a Nacho Cano de Mecano-, engrosando esa lista de artistas que se parapeta detrás de su teclado como Chris Lowe (aunque también nos deleitó con una guitarra). A diferencia de lo que opina mi compañero Raúl Guillén, sus dos últimos trabajos no le hacen justicia, esto me hizo venir con poca ilusión -si bien de las que tocó, se celebraron la canción de Peaches y la de Pet Shop Boys-, pero viendo su teclado de luces o esas cortinas de leds, piensas que ha sido un honor para el festival y para los que allí estuvimos asistir a uno de los conciertos de una leyenda que vive como un erudito sólo por y para su pasión. Sr. John.

jeanmicheljarre

El concierto de ANOHNI en SónarPub empezó a las 23.15, la hora indicada en la página web del festival, y no a las 22.50, la hora indicada en el libreto oficial que, lo que indicaba en realidad, era la hora a la que empezaba a proyectarse en la pantalla del escenario un vídeo de Naomi Campbell bailando en el set de ‘Drone Bomb Be‘, tan largo e innecesario que propició el abandono de una buena parte del público, además de pitidos y abucheos. Muy cara le tiene que haber salido Naomi a ANOHNI para creer que tenerla ahí bailando, haciendo posturas y poniendo morros durante quince larguísimos y aburridísimos minutos en los que no ocurre absolutamente nada, es una buena idea. Al margen de esto, el espectáculo de ANOHNI en presentación de ‘Hopelessness‘ de anoche sirvió para destapar completamente, si es que hacía alguna falta, las carencias de este disco, que son las canciones, concretamente las que no son ni ‘4 Degrees’ ni ‘Drone Bomb Me’ ni ‘Watch Me’, que, como era de esperar, fueron tan llamativas como lo son en disco. Las producciones de Daniel Lopatin y Hudson Mohawke, interpretadas por dos músicos diferentes, ganaron enteros en directo, incluida la de ‘Obama’, espectacular para lo que es la canción, pero las melodías de esta obra de ANOHNI siguen dejando mucho que desear y ni siquiera los vídeos de mujeres de distinto origen proyectadas durante la interpretación de las mismas lograron mantener el interés de un público distraído que solo quería ser entretenido. Una decepción, excepto para la persona responsable de nuestro Instagram. JB.

anohni_pub_sonar

Anohni ofreció un directo abrumador e impactante, ¡ella es imprescindible! #anohni #music #sonar2016 #sonar #art #visuals

Un vídeo publicado por Jenesaispop (@jenesaispop) el

Tras el concierto de ANOHNI apetece bailar un poco, por lo que Four Tet, que se encuentra tras los platos en el escenario SónarCar, viene muy bien, como me hubiera venido en cualquier momento de la noche porque pinchó durante siete horazas. Como esperaba, Kieran Hebden pincha con la misma elegancia que produce y su selección de temas resulta bailable a la par que envolvente al mismo tiempo que alterna ritmos tecno con otros más bien house y con alguna que otra concesión disco. Muy recomendable, también, por cierto, el set de NOAIPRE, el proyecto unipersonal de Rohe Rodríguez, que actúa justo antes de ANOHNI y destaca por su versatilidad. El coruñés despliega con desenvoltura su catálogo de ritmos grime, algunos oscuros, otros más fluorescentes, combinándolos con otras cosas más inesperadas como reggaetón. Lejos de desconcertar, la mezcla es de lo más divertida. JB.

El set de James Blake tuvo sus altibajos. El inglés presentó las canciones de ‘The Colour of Anything’ con dignidad y acompañado por un sonido espectacular que hizo vibrar toda la sala. Empezó y terminó su concierto, eso sí, desde el pasado, con una infalible ‘Life Round Here’ y una preciosa ‘The Wilhelm Scream’, respectivamente, y Blake se mostró en todo momento tímido pero seguro, especialmente de sus capacidades vocales, por ejemplo en temas como ‘Choose Me’. Tenía mis dudas sobre Blake en este aspecto, pues nunca me ha parecido un vocalista brillante, pero cumplió. Tampoco estuvo mal la selección de temas extraídos de ‘The Colour of Anything’ y ‘Timeless’ brilló con especial intensidad, mientras que de ‘Modern Love’ Blake desarrolló una versión contundente, nada delicada y con bastante bombo que funcionó bien. Mi problema con el concierto empezó a la mitad, cuando Blake decidió convertir su espectáculo en una especie de rave anónima en la que sus bonitas canciones quedaron a un segundo plano. Con la de canciones que tiene el disco que no presentó. ¡Para eso me quedo en la sesión de Four Tet, Blake! Por suerte, no olvidó ‘Retrograde’, que precedió a ‘The Wilhelm Scream’ y recordó, de paso, por qué Blake y no otra persona fue anoche el cabeza de cartel indiscutible de Sónar, con la excepción, por supuesto, de Jean-Michel Jarre. JB.

Programar un directo a las cuatro de la mañana no suele ser lo corriente, a estas horas lo mejor es abandonarse al baile sin pensar en el día después. Pero lo que se antoja una aventura arriesgada, para la organización tiene su punto si se trata del danés Kölsch. Un toque de distinción frente a las prolíficas sesiones de dj’s porque el productor, en nómina del sello Kompakt, lleva editados dos álbumes bastante recomendables. Rune Reilly Kölsch nos sometió a un fascinante juego de tech-house sustancioso en melodías melancólicas y acompañado de secuencias visuales ¿coloristas? que asegura solo se podrán disfrutar en citas muy puntuales este verano. Una bocanada de aire fresco cuando empieza a espesar el ambiente y el cansancio hace mella, dejando un excelente sabor de boca para continuar… ¿un poco más? Sr. John.

Fotos Jean-Michel Jarre, ANOHNI: Ariel Martini para Sónar.
Foto Niño de Elche: Bianca di Vilar para Sónar.
Foto Santigold: LeafHopper para Sónar.

Papa Topo: «No vemos ‘Oso Panda’ como una losa en absoluto»

5

papa-topoEn nuestra web, la sección para artistas noveles recibe el nombre «Revelación o Timo». Papa Topo, el grupo del «Revelación o Timo» más leído de la historia de JENESAISPOP, multiplicando por 7 por ejemplo el tráfico que logró en la categoría correspondiente en 2010 la mismísima Lana del Rey, publica su disco de debut hoy, 7 años después. En medio, eso sí, hemos conocido un mini LP y varios singles que iban mostrando la evolución del grupo.

Si un 19 de junio fue cuando aparecían por primera vez en nuestra web, un 18 de junio será cuando presenten este debut llamado ‘Ópalo negro’ en Barcelona, en un concierto gratuito en La 2 de Apolo a partir de las 19.00. Hablamos vía mail con Adrià Arbona, principal artífice del proyecto y autor en solitario de la mayoría de las canciones, sobre la marcha de Paula, la ausencia de Guille Milkyway en la producción del álbum o el descubrimiento de todo tipo de música. Papa Topo actúan en Vida Festival, entre otros lugares, este verano.

Este es el primer disco de Papá Topo, y estamos en 2016. ¿Desde qué año más o menos sabes que ‘Oso Panda’ y ‘Lo que me gusta del verano es poder tomar helado’ no estarían en este disco?
Supongo que hubiera tenido sentido meterlas en el LP si este hubiera salido en 2008, pero ahora, 8 años después, creo que esas canciones pertenecen a una etapa que ya quedó atrás. Son dos canciones a las que tengo mucho cariño y tenemos como proyecto a largo plazo editar un recopilatorio con los singles y maquetas, pero con ‘Ópalo Negro’ estamos afianzando una nueva etapa del grupo con un estilo que, aunque guarda puntos en común, en muchos sentidos se ha alejado de nuestro primer 7″.

Supongo que Oso Panda y su millón de visitas en Youtube han podido ser una losa para vosotros. Para siempre será la única canción que el público tipo Menéame, ForoCoches, conocerá de vosotros. ¿Te da rabia? ¿Es una canción que seguiréis tocando?
¡No lo veo como una losa en absoluto! Gracias a esa canción se nos han abierto muchísimas puertas, así que el millón de visitas que tiene ‘Oso Panda’ me sigue haciendo mucha ilusión. Hasta la fecha no ha habido ni un solo concierto en que no la tocáramos y siempre la ponemos en un punto importante del setlist.

¿Y «Lo que me gusta»? Ha terminado gustando más por lo que acabo de ver en Spotify…
¿Sí? Con «Lo que me gusta…» pasa lo mismo, a la gente le hace ilusión que la toquemos y, por lo tanto, a nosotros también tocarla. Suele ser un momento muy guay en los conciertos. Me sorprende siempre mucho que mucha gente del público cante mi parte en vez de la que cantaba Paula.

«He sido siempre muy ecléctico y poco pureta, algo que creo que es bastante común en gente de mi generación gracias a la facilidad que da internet»

Hay muchos sonidos adaptados de la canción melódica española en el disco, desde la intro, que me pregunto en qué te has inspirado, a algún que otro ramalazo Raphael. ¿Hay un trabajo de documentación? ¿Es algo a lo que has llegado por tu cuenta, por parte de gente de la escena musical, por tu familia?
La intro es una versión instrumental de ‘Davall Ses Flors Des Taronger’ y, al igual que el final del disco, está inspirada en la música del barroco. La canción melódica española, como bien has podido observar, me gusta mucho, y Raphael no te digo… Me encantaría poder cantar ‘Enero’ tal y como la cantaría él. Paso muchas horas de mi vida escuchando músicas de todo tipo y buscando nuevas canciones y estilos que me emocionen, no como trabajo de documentación, sino como simple melomanía. Últimamente, por ejemplo, estoy escuchando fado, muchísima música brasileña (hace unos años que es mi principal obsesión musical), música francesa de los 80… He sido siempre muy ecléctico y poco pureta, algo que creo que es bastante común en gente de mi generación gracias a la facilidad que da internet a la hora de descubrir nuevas músicas en tan solo unos cuantos clicks. Creo que, al menos en mi caso, internet me ha hecho no centrarme en un solo estilo o escena, me ha brindado la posibilidad de descubrir un horizonte musical amplísimo. La influencia de mi familia ha sido sobre todo en ‘Davall ses flors des taronger’, que es bastante Maria del Mar Bonet (todos en mi familia somos ultrafans) o ‘Joana’, una especie de copla boleresca, que es el tipo de música que cantaba siempre mi abuela.

Tu voz suena muy diferente a los inicios de Papa Topo, casi grave de más o un poco impostada en algún momento. ¿Cómo la has educado o desarrollado para que llegue a ser lo que es?
Mi voz ahora es más grave (evidentemente, ya no tengo 16 años) pero, además, a la hora de grabar consideré que muchas de las canciones que escribí no funcionaban en absoluto si las cantaba tal y como las venía cantando hasta ahora. Las letras son muy melodramáticas e intensas, así que no quería tener un tono neutro. Con el cambio de voz he buscado acentuar ese tono exagerado presente en gran parte del disco.

‘Ópalo negro’ me parece un poco berlanguiana, como de cuando Carlos Berlanga compuso con Nacho Canut para Sara Montiel. Además, la letra, tipo venganza, es un poco como cuando se separaron Dinarama y Carlos Berlanga se vino con ‘En el Volcán’. Carlos Berlanga sale en la nota de prensa, además en esta canción, ¿pero en concreto esa canción ha podido ser una referencia para ti? O bueno, más fácil, ¿en qué medida es una referencia para ti? ¿Alguna etapa favorita, Pegamoides, Dinarama, él solo…?
Son un gran referente para mí, me encanta todo lo que hicieron. Es verdad que se parece a las canciones de Sara Montiel con Berlanga/Canut, la idea musical es básicamente la misma: un bolero clásico con arreglos a lo Pet Shop Boys. De hecho, me recuerda también a las canciones del disco que hicieron los Pet Shop Boys para Liza Minnelli (especialmente ‘Losing My Mind’), en el que había canciones clásicas de Broadway pasadas al estilo PSB. De Berlanga, como ya he dicho, me encanta todo, pero muy especialmente la etapa Pegamoides y los dos primeros discos de Dinarama.

«El disco tiene, dentro de lo que cabe, un tono algo más oscuro que lo que hemos hecho hasta la fecha. Creíamos que Sergio Pérez sabría sacar el sonido que queríamos y así fue»

Al final Guille Milkyway tiene un protagonismo muy limitado en el disco, después de la vinculación que ha tenido en tus temas sueltos. ¿Qué ha pasado? ¿Estaba liado con Fangoria, su tiempo está muy cotizado o no era especialmente necesario para lo que querías hacer?
Guille nos ha ayudado mucho desde el principio y nos encanta todo lo que hemos hecho con él. Para este disco sí que estaba muy liado con todo lo de Fangoria, pero realmente pensamos directamente en Sergio (Pérez de) «Svper» como el productor ideal para las canciones que teníamos escritas. El disco tiene, dentro de lo que cabe, un tono algo más oscuro que lo que hemos hecho hasta la fecha. Creíamos que Sergio sabría sacar el sonido que queríamos y así fue.

La vinculación con Fangoria es evidente también, es decir, no sólo por ‘Sangre en los zapatos’, con Guille, que podría estar en cualquiera de sus últimos discos. Por curiosidad, ¿qué te parecen sus últimos discos y esas letras cada vez más rocambolescas, con tantos puntos en común con las tuyas, pero a la vez tan diferentes?
Me encontré no hace mucho a Nacho Canut y ¡me dijo, precisamente, que le gusta mucho ‘Sangre en los zapatos’! Me gusta mucho el rumbo que han tomado en los últimos años, creo que ha sido muy buena idea su colaboración con Guille.

La parte que menos me interesa del disco es la más punk, la más Pegamoide («Hawaii», «Akelarre», «Plutón»), pero intuyo que van a ser las que mejor funcionen en vivo. ¿Crees que es una cuestión personal, generacional, estilística simplemente? ¿Son, particularmente tus favoritas del disco o de las que más orgulloso estás?
Tocamos muchísimos palos y es normal que no a todo el mundo le mole todo lo que hacemos.

El diseño del vinilo es para verlo. Si no fuera porque conozco al grupo y me topara con él en La Metralleta en Madrid o en una tienda de segunda mano en la calle Tallers, diría que es un disco de los años 80 que me perdí de alguien que no me gusta tipo Las Chinas o algo así. ¿Era la idea?
¿¿¿¿¿NO TE GUSTAN LAS CHINAS????? (NdE: prefiero Kikí D’Akí). Es uno de mis grupos favoritos de la historia del pop español. La portada la hicimos nosotros mismos con ayuda de algunos amigos y la idea era hacer algo que nos representara y que resumiera el espíritu del grupo. ¡Estamos muy contentos con el resultado!

¿Alguna gloria ochentera que se haya declarado vuestro fan? ¿Alguien más desconocido o más underground que Nacho Canut?
No es que sea muchísimo más underground, pero me hizo mucha ilusión que viniera Silvino Díaz Carreras de Aerolíneas Federales a nuestro concierto cuando tocamos en Vigo.

¿Cómo es vuestra relación con el resto de grupos de Barcelona? Os imagino cercanos a Cola Jet Set o La Casa Azul o ahora a Svper, pero, por poner un ejemplo, del cartel del Vida Festival, ¿a qué otros grupos catalanes os sentís afines, admiráis, sois colegas u os gustaría conocer?
¡Felipe Fresón viene siempre a todos nuestros conciertos y nos cae muy bien! A Guille no lo vemos muy a menudo, pero también le tengo mucho cariño. Del cartel del Vida somos colegas de los Doble Pletina (los conozco desde que llegué a Barcelona, cuando tocaban en Abrevadero). Con los Triángulo de Amor Bizarro hemos intentado conocernos en persona unas cuantas veces pero siempre, por algún motivo, no ha podido ser, así que tenemos ganas de verlos en el Vida. Otros grupos amigos de Barcelona son Jessica & The Fletchers, Yumi Yumi Hip Hop, Pacífico, Les Sueques…

La nota de prensa habla de la importancia de la nueva banda de Papa Topo, ¿cómo sería este disco sin los nuevos miembros?
Las canciones han sido todas compuestas pensando en el sonido de la formación actual, así que evidentemente ha sido clave a la hora de definir el sonido del disco. Por ejemplo, yo nunca me había puesto a componer líneas de bajo, pero después de pasar millones de horas con Sónia (que además de bajista de Papa Topo, es mi vecina y pasamos como las 24 horas juntos) el bajo ha pasado a ser uno de los protagonistas del disco, ya que hay líneas mucho más elaboradas y en primer plano, como las de ‘Je suis un monstre’ o ‘Lágrimas de cocodrilo’. Por otro lado, la formación actual es también parte de mi círculo más cercano de amigos, así que me han acompañado a lo largo de la composición y muchas historias que aparecen en las canciones las he vivido con ellos.

«Durante un tiempo estuve algo dolido después de que Paula dejara el grupo, pero hace un tiempo retomamos el contacto y estoy muy contento del reencuentro»

¿Alguna noticia de Paula o de lo que opina de este disco? ¿Cómo crees que sería con ella?
Durante un tiempo estuve algo dolido después de que dejara el grupo, pero hace un tiempo retomamos el contacto y estoy muy contento del reencuentro. Estas navidades conoció a la nueva formación y se llevan muy bien, especialmente con Sonia. Aún no ha escuchado el disco, pero en breve iremos a Mallorca y le daremos una copia. El disco con ella supongo que hubiera sido diferente, no sé, no tengo ni idea. En este disco mi voz tiene mucha importancia y le da un tono diferente a las canciones, supongo que eso hubiera cambiado.

Me ha sorprendido ver que un par de las canciones más sentidas del disco están influidas por la muerte de tu gato y tu abuela (lo siento mucho). Pero lo decía porque la mención al gato en ‘Atormentada’ es bastante divertida. Me preguntaba si esta canción es anterior a la muerte de tu gato o es que para ti el humor es muy importante.
¡¡No son el mismo gato!! ‘Atormentada’ es sobre una amiga nuestra que cuando bebía se volvía medio loca y mandaba notas de voz a su gata Valentina. En todo lo que hemos hecho hasta la fecha ha habido siempre canciones más personales y otras más humorísticas o narrativas. Aunque las historias suelen derivar de cosas que me suceden en mi día a día, como por ejemplo ‘Akelarre en mi salón’, que se me ocurrió cuando un ex compañero de piso montó una especie de after-campamento de una semana en el salón de mi piso.

Por las referencias que están saliendo parece que vuestro público va a ser de treintañero para arriba, pero luego es bastante jovencito, ¿no? ¿O hay de todo?
Pues hay de todo, pero sí, suelen venir muchos jóvenes. De hecho, diría que nuestros fans más fans son gente entre los 18 y los 25.

¿Cómo convencerías a la gente mayor, aburguesada, bien casada y acomodada para animarse a salir de casa para ir a uno de vuestros conciertos?
Nuestros conciertos suelen ser un poco orquesta de verbena de fiesta mayor. Hemos versionado ‘Ni una sola palabra’ de Paulina Rubio, ‘Yo quiero bailar’ de Sonia y Selena, ‘Caliente, caliente’ de Raffaella Carrá, nos encantaría versionar algo de LOVG… y nuestras canciones, diría yo, son muy accesibles, así que puede resultar divertido a gente que no tenga ni pajolera idea de lo que es el indie pop y que simplemente quiera bailar y pasar un buen rato, sea de la edad o estrato social que sea.

Ready For The Weekend: Radiohead, TDCC, RHCP, Delorean, Bastille, Papa Topo…

0

radiohead-amoonLa noticia de la semana en cuanto a lanzamientos no es, exactamente, un lanzamiento de esta semana. Hablamos de la llegada a plataformas de streaming, junto con la publicación de su edición física, de ‘A Moon Shaped Pool’, el último álbum de los británicos Radiohead. Junto a este, otros álbumes largos que se lanzan esta semana y a los que merece la pena atender son los nuevos de Delorean, ‘Muzik’, el combo supremo de cantautoras norteamericanas formados por case/lang/veirs, el último disco de la actual etapa de los Swans de Michael Gira, o el esperado segundo álbum de la británica Laura Mvula, cuyo debut hacía intuir una artista de gran futuro. También lanza hoy un nuevo disco el ex-Grateful Dead Bruce Hornsby, esta vez junto a los Noise Makers y algún invitado de excepción, como Justin Vernon (Bon Iver). Y, por supuesto, no podemos olvidar que ‘The Getaway’, el nuevo disco de Red Hot Chili Peppers ve hoy la luz. Ni que Mumford & Sons se han aproximado, sorprendentemente, a la música africana en su nuevo EP, firmado junto a Baaba Maal y The Very Best.

Otros elepés editados hoy, quizá de menor repercusión pero igualmente interesantes, son el del danés Søren Juul (quizá os suene más su anterior álter-ego, Indians), un Jake Bugg que debe demostrar si Noel Gallagher tenía razón y los suecos Red Sleeping Beauty, que vuelven a la actividad con su primer largo desde que en 1997 publicaran ‘Soundtrack’ en el madrileño sello Siesta. No tan larga, pero casi, casi, se nos ha hecho la espera del primer largo de Papa Topo, que al fin ya está disponible vía Elefant Records. En las antípodas estilísticas, cabe recomendar vivamente el nuevo disco publicado por la japonesa residente en USA Mitski. Su ‘Your Best American Girl’ ya está nominada como una de las canciones de la temporada.

Esta semana ha destacado, además, por el lanzamiento de singles de adelanto tan esperados y/o interesantes como los de los británicos Bastille, Two Door Cinema Club y Kaiser Chiefs, un nuevo bocado de lo que nos espera en el segundo disco de The Avalanches, y la autoversión de Arab Strap, que ha lanzado una remozada versión 2016 de la vieja conocida ‘The First Big Weekend’. Alicia Keys, por su parte, ha presentado el single ‘Hallelujah’ en favor de los refugiados, mientras que Hozier, el de ‘Take Me To Church’, ha dado a conocer una nueva canción que estará incluida en la banda sonora de ‘La Leyenda de Tarzán’, un nuevo intento cinematográfico de adaptar el personaje literario de Edgar Rice Burroughs.

La actriz Olivia Wilde dirige los claroscuros domésticos de Red Hot Chili Peppers

5

Red Hot Dark NecessitiesHoy se ha publicado ‘The Getaway’, el nuevo álbum de Red Hot Chili Peppers. Y hoy, también, han presentado el videoclip para el que fuera el primer single de este disco, ‘Dark Necessities‘. Nos presenta a la banda en planos muy cortos y sin nada de maquillaje (al bueno de Chad Smith, especialmente, se le van notando los años) aunque, eso sí, bien descamisados, como les gusta a Anthony Kiedis y Flea. Les vemos interpretando el tema en el interior de una casa de decoración muy 70s y con una curiosa iluminación, con mucho contraste de luces y sombras. Paralelamente, unas jóvenes skaters deambulan por la ciudad en sus tablas, se caen, se tatúan las encías… Lo típico.

Esta curiosa pieza videográfica viene firmada, curiosamente, por la conocida (y guapa) actriz Olivia Wilde (abreviando, interpretaba a Trece en ‘House’). Wilde ha explicado que lanzó al grupo de California su idea para el vídeo y ellos, para su propia sorpresa, aceptaron, por lo que les está muy agradecida. Hasta el momento, desconocíamos esta faceta de realizadora de vídeos de Wilde pero, ojo, resulta que no es su primera vez. Al parecer, Wilde también ha dirigido recientemente un vídeo para ‘No Love Like Yours‘ del recientemente publicado nuevo disco de Edward Share & The Magnetic Zeros.

Volviendo a Red Hot Chili Peppers, ‘The Getaway’ es su álbum número 11, el primero en 5 años tras ‘I’m With You‘, y ha sido producido por Danger Mouse, que ha trabajado para Beck, The Black Keys, Gorillaz, A$AP Rocky o U2. Además, ha publicado numerosos discos en solitario y, también, como parte de Gnarls Barkley (junto a CeeLo) y Broken Bells (junto a James Mercer, de The Shins). Inmersos en la promoción del álbum, esta semana podíamos ver al grupo cantando medio en bolas en el coche del presentador James Corden.

Rihanna y Calvin improvisan un vídeo para ‘This Is What You Came For’

29

unnamed-21Calvin Harris y Rihanna han conseguido un éxito mundial con ‘This Is What You Came For’. La canción lleva mes y medio en torno al top 2 o top 3 en Reino Unido y ha subido al top 10 en Estados Unidos y España, pero aún no había vídeo. ¿Serían capaces de superar el vídeo de ‘We Found Love’ y alzar así el tema al número 1 n algún lado?

La respuesta es no, pero al menos hoy se ha presentado (teníamos nuestras dudas), con la cantante posando entre fiesta y luces de colores dentro de una caja. Harris se pasa por el set de rodaje por los pelos, luciendo deportivo. Y ya.

Bastille estrena nuevo single para el verano, ‘Good Grief’

10

bastileEl nuevo sencillo de Bastille, ‘Good Grief’, es uno de los lanzamientos destacados de este viernes. Es el primer adelanto de su segundo disco, ‘Wild World’, que sale este año y se enfrenta al marrón de igualar o superar el éxito de su álbum debut, ‘Bad Blood‘, que vendió cerca de cuatro millones de copias en 2013 gracias a hits como ‘Pompeii’, ‘Of the Night’ u ‘Oblivion’.

‘Good Grief’ es un pegadizo número ochentero compuesto por el mismo Bastille, de nombre real Dan Smith, y producido por él junto a Mark Crew, a quien ya encontramos en los créditos del primer disco del grupo, además de en el de otros para gente como Taylor Swift o The Wombats. Pero lo mejor de esta canción es que incluye un sample de la voz de Kelly LeBrock en la película de culto de los 80, ‘Weird Science’, que no mola tanto como el sample de ‘Las chicas de oro’ en ‘Golden Girls’ de Animal Collective, pero casi.

Sobre este nuevo trabajo, Bastille comenta que es un paso adelante en cuanto a sonido pero también en cuanto a temática.“Si nuestro primer disco trataba de crecer y de la ansiedad que el proceso conlleva”, explica Smith, “el segundo trata del intento de que el mundo que te rodea tenga sentido, tanto por tu visión de éste, como por cómo es presentado por los medios. También aborda las preguntas que te haces sobre el mundo y sus gentes.”

MadCool corregirá errores en su segunda jornada

0

madcool--Uno de los incidentes vividos en la primera jornada de festival en MadCool tenía lugar en el párking, pues había usuarios que habían pagado 16 euros por reservar su plaza, encontrándose con que aparcar era gratis. El festival comunica que el dinero será devuelto en una nota de prensa enviada esta misma mañana. Además, prometen más mejoras para hoy mismo y agradecen comentarios:

«Con el fin de subsanar las incidencias ayer sucedidas, Mad Cool Festival devolverá el 100% del importe a aquellos que adquirieron tickets de acceso al parking para el jueves 16 (ticket de día) y el 50% del importe a aquellos que adquirieron abono de parking de tres días (ticket abono). El dinero será devuelto mediante el sistema informático automáticamente a la cuenta del usuario la próxima semana. Hoy el sistema funcionará como estaba previsto.

Buenas noticias: El sistema cashless ha sido restablecido. Paralelamente, durante las jornadas del viernes y sábado, facilitaremos el pago en metálico en barras y food trucks. Todos aquellos que hayan recargado su pulsera y no hayan podido hacer uso de dicho dinero, recibirán el reembolso del mismo la próxima semana.

Muchas gracias por vuestra paciencia y por vuestros comentarios. El objetivo de Mad Cool es mejorar a cada paso y ofrecer a nuestros clientes todas las facilidades posibles».

Mumford & Sons materializan en ‘Johannesburg’ su raro éxito en Sudáfrica

0

13043393_10154190680773793_5766575853353756791_nA comienzos de año, Mumford & Sons se fueron de gira por Sudáfrica, un país muy poco frecuentado por las giras internacionales de los grupos en general, que, sin embargo, agotó todas las entradas. El grupo ofreció sus primeros conciertos en el país en Ciudad del Cabo y, antes de volar a Durban, terminó de rematar las maquetas que conformarían su nuevo EP, ‘Johannesburg’, que sale hoy.

Se trata de un mini álbum compuesto por canciones junto a Baaba Maal, Beatenberg y The Very Best, a los que recordarás por ‘Warm Heart of Africa‘, grabadas en el Studio 2 y en el Auditorium of The South African Broadcasting Corporation de Johannesburgo durante una sesión de dos días íntegros (con sus respectivas noches). Las ha producido el grupo junto a Johan Hugo de The Very Best. La primera canción, ‘There Will Be Time’, entró directamente al primer puesto en Sudáfrica tras su edición a finales de enero.

Sobre este nuevo trabajo, que sucede a ‘Wilder Mind’, el grupo escribe: «cuando escuches este disco, intenta imaginar el caos absoluto de un estudio arcaico, con los músicos hombro con hombro, una par de botellas descorchadas, llevando adelante la grabación, mientras que un equipo de ingenieros y las manos del estudio que revoloteaban alrededor intentan desesperadamente que la grabación salga adelante. Después intenta visualizar y oler la tormenta tropical que barrió Pretoria durante 15 minutos con una tromba de polvo, mientras esta canción atronaba desde el escenario. Ha sido un trabajo duro, pero es un gran trabajo, sólido.”

Bob Moses, Sevdaliza, Jamie Woon y 65daysofstatic, entre lo mejor de la primera jornada de Sónar

1

kelela_arielmartini

Repasamos la primera jornada de Sónar 2016, que celebra este año una nueva edición, con crónicas de Jamie Woon, Bob Moses y Kelela, además de Fatboy Slim, que desconcertaron, y 65daysofstatic, que presentaron su nuevo espectáculo audiovisual en colaboración con Playstation.

Os recordamos que podéis seguir el festival en directo a partir de su streaming oficial.

Sin llegar a representar tendencia, desde Francia es frecuente que lleguen propuestas que mezclan máquinas con raíces étnicas, house o influencias de bailes occidentales. La elección de programar a los parisinos Acid Arab, a tenor de lo visto en pleno arranque en el Sónar Día en uno de los escenarios con más aforo -el SonarVillage-, fue de lo más acertada. El dúo, a cuatro manos, recurrió a elementos houseros con bases contundentes y el mismo poder hipnótico que el acid, sobre melodías y voces árabes constantemente presentes -un atrevimiento en la programación con la que está cayendo-. Entre el público la propuesta funcionó a ratos: no nos abstrajo tanto como en su día por estas lindes Omar Souleyman, pero también es cierto que el grado de folclore no era el mismo que con el sirio. Sr John.

Teníamos verdadera curiosidad por ver a Sevdaliza, cómo confluyen sus raíces iraníes, su vocación rap y su inevitable sensualidad corporal, sin pasar por alto que fue una jugadora destacada de baloncesto. El resultado fue espectacular ante la tormenta de bajos y el refuerzo de un batería, con efectos que tenían mucho de las producciones de Arca, de Amy Winehouse, de Portishead o de los trabajos más minimalistas de Carlos Jean. Todo además muy digerible teniendo en cuenta que estábamos casi de sobremesa. No deberíamos perderle la pista… Ni Lucas tampoco, el chico que estaba en la primeras filas y al que Svedaliza dedicó una canción después de preguntar su nombre. Sr John.

Un sonido de alarmas y helicópteros introduce el concierto de King Midas Sound y Fennesz en el espacioso y humeante SónarHall. El grupo de dub y hip-hop y el guitarrista y artista sonoro editaron disco conjunto, ‘Edition 1’, a través de Ninja Tune hace unos meses y sus canciones, entre las que destacaron ‘Mysteries’, ‘Melt’ o ‘Loving or Leaving’, además de los instantes más ambientales marca Fennesz, adquieren una dimensión esotérica en directo, donde prácticamente encuentran su razón de ser, pues suenan espectaculares. La combinación de melodías narcóticas y beats sísmicos de King Midas Sound y los arenosos paisajes digitales de Fennesz, que envuelven la sala con tanto vigor que casi podrías tocarlos, expresa una fuerza subyugante, irresistible, que, por momentos, hace parecer al grupo una especie de Portishead venidos de un remoto futuro distópico. Totalmente recomendable. JB

El concierto de Jamie Woon en SónarDÔME empieza con mal pie, pues su micro no va. Mal asunto teniendo en cuenta que su preciosa voz es uno de los motivos principales por los que asistimos a su espectáculo. El problema no tarda en arreglarse (solo unos segundos desde el inicio del primer tema, ‘Movement’) y, a partir de ese momento, el concierto se desarrolla con normalidad. El músico, tímido pero dotado de una sonrisa contagiosa, presenta su último disco, ‘Making Time’, extrayendo del mismo cortes tan buenos como ‘Message’, ‘Dedication’ o una coreada ‘Sharpness’ de la que Woon y su banda desarrollan una versión progresiva que resulta un gran acierto. De su álbum debut Woon rescata, por supuesto, una ‘Night Air’ que sigue molando tanto ahora como cuando salió hace cuatro años. Al contrario que Woon: él mola más ahora. JB

La escasa media hora que tuvimos para disfrutar de la sesión de The Black Madonna, de camino a Kelela, fue de absoluta comunión, con una grada abarrotada de filiación queer, y arroyando con ese house de media tarde tan contagioso que no puedes dejar de bailar tras las gafas de sol. Ya en el SónarHall, uno de nuestros escenarios favoritos sobre todo por esas cortinas laterales rojas tan David Lynch, la norteamericana Kelela contaba con bastante número de seguidores. Producida por Arca, que actuó el año pasado en el mismo lugar, no se extendió más de cuarenta minutos, lo que supo a poco teniendo en cuenta que tenía una hora programada. Aun así nos encandiló con temas como ‘A Message’, que junto a ‘Rewind’ fueron los más vitoreados. Un repertorio bastante cuco para el escaso material que tiene publicado desde que llevamos oyendo hablar de ella y que nos pidió dar palmas sin parar en varias ocasiones. FKA twigs, puedes estar tranquila, pero no te duermas en los laureles. Sr John.

Como si de un concierto callejero se tratase, el show de iNSANLAR en SónarDÔME empieza un poco sin previo aviso. El grupo turco, liderado por el músico y coleccionista de vinilos Baris K, aparece en el escenario para montar sus teclados, su buzuki y sus cosas y comienza a tocar durante la misma prueba de sonido, a partir de la cual va construyendo un concierto improvisado al que le cuesta arrancar pero que pronto encuentra el ritmo, que irá a más y más hasta su mismo final, con el público extasiado y con ganas de más. La mezcla de folk turco y música de baile del grupo, materializada en largos mantras que se apoderan de tu cuerpo sin que lo quieras, es completamente infalible. Promotores y promotoras, ¡traedlo más a España! JB

El dúo canadiense Bob Moses fue una de nuestras revelaciones favoritas el pasado año. Ver atardecer en el escenario principal del Sónar de Día siempre es un lujazo para los fieles seguidores del festival y también para los nuevos. La primera jornada suele ser de calentamiento, mucho menos concurrida que la última del sábado, y así se produjo el ambiente ideal para escuchar su pop minimalista con altas cuotas de electrónica, aunque no faltaron las notas de guitarra de su cantante. Quienes ya los conocían los disfrutaron doblemente por temas como ‘Tearing Me Up’, ‘Talk’ y ‘All I Want’, y quienes los desconocían percibieron a buen seguro una grata sorpresa que esperamos crezca en el futuro. Sr John.

La apuesta de 65daysofstatic en el auditorio SónarCOMPLEX prometía. El grupo de post-rock electrónico inglés, formado por Simon Wright (bajo, sintetizador), Joe Shrewsbury (guitarra), Paul Wolinski (piano, guitarra, programación) y Robert Jones (batería), presentó su nuevo trabajo, la banda sonora de ‘No Man’s Sky’, el nuevo videojuego de Hello Games para Playstation 4, acompañado por proyecciones del mismo videojuego, que debería salir en algún momento de este año y pinta de lujo. El grupo brilló especialmente en sus momentos más agresivos, demostrando un sonido y un dominio de los instrumentos portentoso, especialmente en cuanto a sus exploraciones más abstractas se refiere. Absolutamente imperdible. JB.

El concierto inaugural, mejor dicho la sesión de dj, a cargo de Fatboy Slim en el SonarClub fue una auténtica locura y desfase: lleno hasta la bandera y público más que satisfecho gracias a la entrega, desde el escenario, del que en su día fuera el bajista de Housemartins; mucho autobombo, mucho hooligan bailando y dándolo todo como si no hubiera un mañana; pantallas en las que aparecía con frecuencia la cara de Norman Cook pasada por la aplicación para fotos MSQRD… No faltaron canciones propias como ‘Rockafeller Skank’, homenaje de menos de dos minutos a Prince o el ‘Psycho Killer’ de los Talking Heads. Ni por esas nos embaucó, pero como me dijo un acompañante: «sabiendo lo que vienes a ver, porque ya lo vimos hace un par de años, ¿por qué no te callas, te dejas llevar y disfrutas». Sr John.

Foto Kelela: Ariel Martini.

Sigue el Sónar 2016 en directo

0

jamesblake-nosinglesEsta semana ha empezado la nueva edición de Sónar, el festival de música electrónica de Barcelona. Este año, en colaboración con la plataforma de la televisión nacional francesa Culturebox, el festival retransmitirá en directo más de 35 conciertos completos de Sónar 2016, entre los que destacan James Blake, Skepta, Yung Lean o Roots Manuva, y ofrecerá imágenes en Video On Demand después del festival. El live stream estará disponible en todo el mundo a través de este enlace, además de en varios de los principales medios asociados del festival y de medios nacionales europeos asociados a la European Broadcasting Uniion. También podrás seguir las principales conferencias de Sónar+D a través de su site.

Puedes consultar los horarios de las retransmisiones a través de este enlace.

Skepta / Konnichiwa

1

Konnichiwa_by_Skepta_coverMucho se ha hecho esperar Skepta, una de las figuras más importantes del grime, para publicar su nuevo álbum, pero no ha decepcionado a nadie. ‘Konnichiwa’ es un álbum fiel a sus raíces pero actual, con muy pocas concesiones al mundo del pop y sobre todo muy bien equilibrado entre un comienzo de disco vertiginoso y una segunda mitad que esconde tres -casi cuatro- de sus singles principales.

La primera, en la frente. La canción titular es un tema de 3 minutos en el que Skepta tiene tiempo para criticar al Primer Ministro Británico, postularse como nuevo MC Hammer, reivindicar ‘Fix Up, Look Sharp’ de Dizzee Rascal, mencionar la muerte por apuñalamiento de su colega Lukey Maxwell o citar al nigeriano Wizkid, todo ello para presentar el álbum -ya sabéis qué significa «Konnichiwa»- y recordar quién manda pero a la vez a quién no se le ha subido la cabeza.

Si esta canción inicial logra quedarse en tu cabeza gracias a un riff de piano, la segunda, ‘Lyrics’, lo consigue gracias a un sonido tipo Nintendo como sacado del ‘Low’ de David Bowie. Y si esta otra canción samplea a Wiley para hablar de la escena grime y de las canciones que hablan de otros artistas, Wiley es invitado en la siguiente, ‘Corn on the Curb’, que muestra a Skepta contrario a los «beefs» por chorradas a través de las redes sociales. Ojalá cunda el ejemplo de ese «I don’t want a like, I don’t want a follow» y cale la ironía de ese «Diss me today, link me tomorrow». «I don’t care about VIP / I’ve got very important places to be», concluye.

Aunque ‘Crime Ridding’ es el único tema algo anodino del disco junto al penúltimo ‘Detox’, el nuevo disco de Skepta no decae con una ‘It Ain’t Safe’ que no puede ser más callejera (sirenas de policía, no bocinazos, aparecen en un par de pistas) y ya la retahíla de singles que mencionaba al principio, y a la que podríamos sumar en cualquier momento la interesante ‘Numbers’ co-producida por Pharrell, aunque quien parezca tras ella sea el Kanye West de ‘Yeezus’. ‘Ladies Hit Squad’ es más banal entre «twerking», moda y robo de «swags», pero la melodía de entonada por A$AP Nast es tan R&B que podría haber sido adaptada por el amigo Drake. ‘Man‘, que se inspira en ‘Regular John’ de Queens of the Stone Age, es tan anti-hit como ‘Woo’ de Rihanna (aunque curiosamente ha llegado semanas después) y ‘Shutdown’ y ‘That’s Not Me’ tienen un ligerísimo toque comercial sin renunciar a sí mismo que encandilará a los fans blanquitos de los Streets más divertidos.

Cierra el álbum la única canción de amor, ‘Text Me Back’, y ni siquiera es precisamente una balada. Sus ritmos cortados y su sonido sucio están en sintonía con el resto aunque la letra muestre algo más de debilidad. ‘That’s Not Me’ es un alegato anti-Gucci y anti-marcas, y una de las canciones en las que Skepta se postula como el puto amo. No hacía falta: es el único elemento pesado y sobrante de un disco que recuerda que no habrá género que pase o empiece a pasar de moda si es tan sólido como este.

Calificación: 8/10
Lo mejor: ‘Shutdown’, ‘That’s Not Me’, ‘Ladies Hit Squad’, ‘Man’, ‘Numbers’
Te gustará si: conectas más con la escena británica que la americana aunque sólo sea porque esta gente se pasa por el Sónar y el FIB.
EscúchaloSpotify
Cómpralo: Amazon.

EnoFestival continuará reivindicando el «sonrojante» lugar del vino en España con buenos conciertos

1

joecrepusculoEste año habrá una nueva edición de EnoFestival, el festival que reivindica el lugar del vino en nuestra cultura en general y en la cultura musical independiente en particular. Hace un par de meses compartían una serie de datos que ellos mismos tildaban de «sonrojantes»: España es uno de los grandes productores mundiales de vino: primero en el ranking por superficie plantada, primero por producción de vino en la campaña 2013/2014, superando a Italia y a Francia, y primer exportador mundial en términos de volumen en el interanual a septiembre de 2014. Sin embargo, el consumo interno de vino en España sigue ofreciendo unos datos muy preocupantes. A día de hoy, se sitúa en una estimación por debajo de los 20 litros por persona y año, lo que supone estar a la cola de Europa».

Continuaban: «El consumo de vino por persona al año ha caído un 15% en 12 años (2000-2012), ostentando el 19º lugar del mundo en el ranking de consumo, muy alejado de las cifras de otros grandes productores de vino como Francia (47,7 l/p), Portugal (42,5 l/p) e Italia (37,1 l/p), que ocupan el 2º, 3º y 4º puesto del mundo respectivamente. España exporta más vino del que consume por cuarto año consecutivo. Actualmente, el precio de los vinos españoles a nivel internacional se sitúa en 1,10 euros por litro, lo que refleja el nivel más bajo del mundo».

Tras aportar estas interesantes cifras, indignantes para todos los que preferimos el vino a la cerveza, se ha anunciado el cartel de la nueva edición. Y será en una nueva ubicación, el próximo 1 de octubre en el Teatro Goya de Madrid (antigua sala Aqualung).

Los primeros confirmados son Joe Crepúsculo, Trajano!, Los Nastys y Luis Brea y El Miedo. Detalles, en la web oficial.

Christina Aguilera recuerda a las víctimas de Orlando en ‘Change’

87

christina aguileraChristina Aguilera ultima estos días su nuevo disco, el sucesor de ‘Lotus’, editado en 2012. Es un momento crucial para la cantante, que no logra un verdadero éxito comercial en solitario desde hace una década a pesar de su recurrente presencia en la televisión americana como jueza en The Voice y de sus últimos éxitos junto a Maroon 5, Pitbull y A Great Big World, con quienes ganaba un Grammy el año pasado.

La decadencia comercial de Aguilera no parece pasar por la calidad de sus últimas canciones. Ciertamente tanto ‘Bionic’ como ‘Lotus’ adolecían de una importante incoherencia interna, tanto estilística como en cuanto a la calidad del conjunto de las composiciones, pero ‘Your Body’, por poner un ejemplo, es uno de sus mejores sencillos y fue un sonado fracaso comercial. ¿Acaso el público general no ha asumido que la portentosa voz de Aguilera pueda encajar con estilos más electrónicos como los de aquella canción o como con los que experimentó en su disco de 2010? ¿Tuvo el «boom» de Lady Gaga algo que ver con el bajo perfil comercial que ha arrastrado Aguilera desde su recopilatorio de éxitos? ¿Es que, sencillamente, cae mal?

En cualquier caso, parece que el ansiado éxito comercial de Aguilera ha de pasar por un cambio de sonido y eso es, más o menos, lo que presenta el nuevo sencillo de la cantante, ‘Change’, que Aguilera ha querido publicar en apoyo a las víctimas de la masacre de Orlando acontecida el pasado domingo. Estamos ante una balada electrónica estilo Imogen Heap con melodías góspel, un bonito tema interpretado con la maestría vocal que caracteriza a Aguilera, quizá no tan bueno para ser single, pero sí lo suficiente para darnos una pista de por dónde puede ir esta vez los tiros. ¿Es este el «cambio» que necesita la cantante para volver a saborear las mieles del éxito que logró con ‘Back to Basics’?

Todos los beneficios de ‘Change’ serán donados a las familias de las víctimas del tiroteo en Pulse a través de National Compassion Fund.

Alicia Keys eleva su propio ‘Hallelujah’ por los refugiados de guerra

1

Alicia-Keys-Hallelujah-2016Tras la discutida actuación de la neoyorquina Alicia Keys en la gala inaugural de la presente Eurocopa de Fútbol 2016, hoy conocemos un nuevo tema de su próximo álbum, el sexto de su carrera. Se trata de ‘Hallelujah’ que, por suerte, no se trata de la enésima e innecesaria versión del clásico de Leonard Cohen. Pero sí que tiene un claro aire espiritual, con una emotiva parte inicial protagonizada por la voz y el piano de Alicia, a la que se suman percusiones y cuerdas y que, hacia el final, es acompañada por unas enardecedoras palmas.

El tema, que Alicia ya había interpretado en Saturday Night Live hace unas semanas, ha sido compuesto en colaboración con el compositor británico Jimmy Napes, que no solo es co-autor de un buen puñado de éxitos de Clean Bandit, Disclosure, Naughty Boy y Jess Glyne, sino que además fue el ganador del Oscar 2015 a la mejor canción original por ‘Writing’s On The Wall’, el tema principal del último film de James Bond que interpretaba Sam Smith. ‘Hallelujah’, además, tiene carácter benéfico, ya que ha sido cedida por Keys para la nueva campaña de la asociación de ayuda a los refugiados de guerra We Are Here. El vídeo de la canción, que servirá para promocionar dicha asociación y que traslada un escenario de guerra, a un barrio común de Estados Unidos, se estrenará la próxima semana y ya puede verse un teaser del mismo.

Keys había avanzado ya hace semanas ‘In Common‘, otro nuevo single de adelanto de su próximo disco, aún sin título ni fecha confirmada de edición. La canción, co-escrita y producida por Illangelo, suponía un llamativo giro estilístico para la artista, que la introducía en ritmos pseudo-dancehall, muy en la línea de los últimos éxitos de Rihanna y Drake, y melodías más envolventes, menos obvias de lo que acostumbra. Como mínimo, ha logrado llamar aún más la atención hacia su próximo disco.

MadCool no ha sido MadPool pero sí un poco MadCold

18

hercules

Una vez desechada la posibilidad de que fuéramos a morir ahogados en el estanque bajo MadCool (la broma #MadPool recorría las redes sociales), un documento publicado por El Mundo revelaba que el Ayuntamiento de Madrid ha hecho una rebaja del 95% al festival en el alquiler de La Caja Mágica para su celebración. No le veo mayor interés a la noticia porque sospecho que todos esos logos de ayuntamientos y comunidades que aparecen en los carteles de muchísimos festivales del país tienen algo que ver con acuerdos así. Pero sí me parece interesante la justificación del documento firmado por la responsable de cultura Celia Mayer: «MadCool realizará su primera edición en la ciudad de Madrid buscando situarse en la élite de los festivales nacionales, compitiendo, en cuanto a programación y oferta de ocio, con el Primavera Sound, el Festival Internacional de Benicàssim o el Bilbao BBK Live».

Tras la celebración de su primera jornada podemos concluir que el festival madrileño todavía tiene que tomar mucho Cola-Cao para equipararse a cualquiera de estos festivales. Nada que objetar a su cartel ecléctico, que sumando, sólo el primer día, público viejuno (The Who), gay (Hercules & Love Affair, Monarchy, Garbage) e indie actual (Lori Meyers, Vetusta Morla) ha reunido a 34.278 personas. MadCool ha logrado ser, saliendo de la nada, todo un acontecimiento para casi todo el público madrileño interesado por la música pop. Sin embargo, la organización tiene mucho, mucho trabajo por delante que mejorar.

La disposición en dos escenarios exteriores nunca coincidentes a lo Dcode, con otros tres en interior en pequeños pabellones, es un acierto, pues te permite ver conciertos a cubierto si llueve o estar al aire libre si te apetece. Pero no sería mala idea que los 5 escenarios estuvieran señalizados o siquiera nombrados de alguna forma para ser identificados y distinguidos entre sí. Los carteles con una flecha «to everything» que había por todas partes tenían que ser una broma. A su vez, la ausencia de cuartos de baño dentro de los pabellones se traduce en que, si sales un momento, puede que no puedas volver a entrar al concierto que estabas viendo o que tengas que subir a gradas porque el aforo está completo.

Nada de beber cerveza entonces, pero en ocasiones tampoco es que se pueda: debido a la escasez de barras y a los errores de lectura de las pulseras inteligentes para pagar, hay colas de un cuarto de hora para pedir una bebida en todas las barras excepto la del Escenario 5, que está tan escondido que juraría que el 90% del público asistente ni lo ha encontrado ni sabrá jamás que existió. Tampoco parecen muy preparadas las barras: a eso de las 22.00 horas ya no hay vino (para kalimotxo, no os hagáis ilusiones) en algunas, ni disponen de hojas de reclamaciones.

Frío ha hecho, pero han sido todos estos inconvenientes, sumados al peor bocata de festival (pollo) que recuerdo desde el Summercase o la hora larga de espera para pillar un taxi, los que han hecho del festival una experiencia algo fría, muy poco emocionante. Tampoco ha acompañado el sonido en absoluto en la mayoría de los conciertos. A eso de las 19.00 desconocía que el de Tom Odell iba a ser uno de los mejores shows desde el punto de vista técnico que iba a presenciar en toda la noche. El británico se presentaba tontamente con un «I come from London, England» (si entiendes esta frase probablemente sepas donde está esta ciudad) y ofrecía un set preparado sobre todo para su lucimiento como vocalista (más que el de sus coristas, desde luego). Aunque abusando de las mismas estructuras canción tras canción, esto es, inicio minimalista al piano, desarrollo in crescendo… las técnicas de Muse encantan al respetable y en su escenario cada vez había más público. Con la llegada de ‘Another Love’, ya sabéis, récord de móviles al alza.

manel-madcool

Era fácil adivinar que la cumbre del concierto de Manel iba a ser algo así: un cierre con ‘Teresa Rampell’ y ‘Sabotatge’. El problema es que el cuarteto catalán no termina de funcionar como un grupo de pop-rock al uso. En ‘Benvolgut’ se echan de menos los vientos, en ‘Boomerang’ y sobre todo ‘Ai, Dolors’ el intimismo; y cuando el concierto trata de despegar hacia lo llenaestadios, como con la divertida ‘La Serotonina’ o las dos últimas canciones, la cosa no termina de entusiasmar. La voz de Guillem Gisbert suena demasiado por encima en los momentos más tranquilos, y el sonido conjunto es demasiado batiburrillo en los más bailables. Lo mejor, como siempre, la coreografía del grupo, esta vez durante ‘Sabotatge’.

A Låpsley, acompañada de tres músicos pese a lo minimalista de su propuesta, le tocó en el Escenario 5, por el que casi nadie se pasó, y además salió con un grave problema técnico que le impidió cantar parte de la primera canción. Tras manipular unas cuantas veces la petaca de su micro y pelearse con el técnico durante ‘Falling Short’, mejoró tímidamente con ‘Cliff’, ‘Dancing’ y ‘Painter’. Pero entonces aparecieron ellas: dos Erasmus borrachas (o drogadas) hablando incluso en las primeras filas más alto de lo que todo el grupo de Låpsley conseguía sonar. Toda razón para perderse a The Who, que tocaban casi a la misma hora, se disipó. Por cierto, las Erasmus continuaban metidas en ese pabellón un par de horas después incluso aunque no actuaba nadie, quizá porque era la única barra en la que se podía pedir, quizá porque no llegaron a descubrir que fuera había otro festival.

Dudo mucho que el concierto de The Who lograra ser un conciertazo para las decenas de miles de personas que acudían a MadCool. A lo sumo lo sería para las personas que estaban de la torre de sonido para adelante. Detrás de esta no había pantalla -sí en los puestos de comida, pero sin sonido- y lo que llegaba a la explanada abarrotada era demasiado vago. Con todo, el grupo ofreció un concierto energético que empezó fuerte con ‘I Can’t Explain’, ‘Substitute’, ‘Who Are You’ y ‘The Kids Are Alright’ (con proyecciones de ‘Quadrophenia’), enseguida se desprendió de ‘My Generation’ y ofreció sonidos variadísimos entre solos de guitarra y la electrónica ‘Baba O’Riley’, con proyecciones robóticas y casi un lyric video para el karaoke. Apuesto a que The Who escogieron su horario. Empezar de día e ir terminando (ya sólo quedaba ‘Won’t Get Fooled Again’) con ese espectáculo ya de noche no se paga con dinero.

TheWho

Quizá por la dificultad de acceder a la pista de La Caja Mágica (así de deficiente es el tema de la señalización) pocos llegaron a escuchar los primeros acordes de unos Monarchy que se lanzaban -prácticamente en solitario- a tocar ‘Dancing In The Corner’, una canción que aprovecharon para hacer un emotivo homenaje a las víctimas de Orlando. A partir de ahí, el directo de Andrew Armstrong y Ra Black solo hizo que crecer. Sonaron sus mejores temas: ‘Disintegration’, ‘Black Widow’, ‘The Beautiful Ones’… y desataron un locurón con sus dos versiones: un mash-up entre ‘Video Games’ de Lana del Rey y su tema ‘Phoenix Alive’ y una versión completa de ‘Lithium’ de Nirvana. Todo coronado con dos apoteósicas ‘Dance Like Hell’ (celebradísima por el respetable, y eso que se publicó hace un mes escaso) y una emotivísima ‘Living Without You’. Con un sonido impecable y derrochando elegancia británica sobre el escenario, se convirtieron en uno de los conciertos obligatorios de la noche. Lolo Rodríguez.

Garbage han sacado disco esta semana, según Shirley Manson «hace cuatro días». Aunque no se haya enterado de que ahora los álbumes salen los viernes en todo el mundo, la noticia es que el grupo decidió pasar casi totalmente de ‘Strange Little Birds’ pese a las buenas críticas que está cosechando. Aparte de ‘Empty’, alguna cara B favorita de los fans como ‘#1 Crush’ -en este caso dedicada a sus admiradísimos The Who, que acababan de tocar- y ‘Automatic Systematic Habit’, que funciona estupendamente para abrir, el show estuvo lleno de «grandes éxitos». Faltó ‘When I Grow Up’ pero no ‘Stupid Girl’ y ‘Special’ hacia el principio, despuntó ‘Why Do You Love Me’ con una Shirley tirada en el suelo, emocionó la dedicatoria a la comunidad LGTB de ‘Sex Is Not The Enemy’ («siempre tendréis un amigo en nosotros») y triunfaron ‘Only Happy When It Rains’ y la final ‘Cherry Lips’ y muy especialmente ‘I Think I’m Paranoid’ y ‘Push It’ seguidas. De nuevo, el sonido no era nada nítido, con la voz de Manson a menudo ahogada por los instrumentos, pero esta no ha perdido nada de su carisma, bajándose a jalear al público, etcétera. Alguien dirá que el pelo rosa no le beneficia en nada, ni el abuso de primeros planos del montaje, pero ya sabéis lo que suele cantar: «I am not as pretty as those girls in magazines». Por cierto, Butch Vig, ¿todo bien?

Hercules & Love Affair empezaron su concierto dedicándolo a las víctimas de la matanza de Orlando. En otro momento del set, un desinhibido Andy Butler, que no tardó demasiado en quedarse sin camiseta (aunque no se quitó gorra y tirantes), dio las gracias por poder tener un trabajo en el que podía ser él mismo. Acompañado de un par de vocalistas que no son ANOHNI pero entretienen a cualquiera que guste de la tradición queer, y de un chico a los sintes más, Butler fue desgranando una colección de hits de ritmos house y sonidillos acid, que incluye ‘I Try to Talk To You’, ‘Do You Feel the Same’ y, en penúltimo lugar, la celebrada ‘Blind’. Un hito de canción de los que no se escuchan todos los días en vivo.

El Guincho tuvo que sufrir la coincidencia con Vetusta Morla, programados nada menos que cuando el metro ya estaba cerrado, a las 2 de la mañana de un jueves, con Digitalism, y encima la frialdad del Escenario 5, casi secreto. En cualquier caso era la primera vez que podíamos escuchar en vivo las canciones de ‘Hiperasia’ -hay muy pocos guiños a sus hits pasados en su set- y el formato cuarteto con todos los músicos en primera plana es atractivo. ‘Cómix’ no necesita a La Mala Rodríguez para funcionar (hace su parte el percusionista) y ‘Rotu seco’ es ya un «highlight» de su repertorio, pero bien es verdad que aún no a la altura de ‘Novias’ -la primera canción que levanta de verdad al público-, o por supuesto ‘Bombay’. Después de esta, pulla a Vetusta Morla al agradecer que prefiriéramos su concierto: «gracias por no ir a Vetusta. ¿Son la polla, no?». Está claro que no se lo parecen.

El set, frente a unos pocos cientos de personas, se cierra irónicamente con ‘Mis hits’. Casi una metáfora del coitus interruptus que ha supuesto la primera cita con este festival, tan necesario en la ciudad como largo el camino que le queda por recorrer.

Fotos Oficiales MadCool.

Ne-Yo, nueva confirmación de Gibraltar Music Festival

2

ne-yoHace pocos días, Gibraltar Music Festival anunciaba la incorporación a su cartel de un gran nombre como Bryan Ferry, junto a la boy-band rockera The Vamps, Toploader (los de ‘Dancing In The Moonlight’, de aquel anuncio de móviles tan mítico) y Nathan Sykes, un escindido de The Wanted. Y hoy volvemos a tener noticias de otro artista que se suma al festival celebrado en la colonia británica. Se trata de Ne-Yo, cantante, compositor y productor de R&B romanticón que, como destaca la nota de prensa, ha vendido más de 10 millones de álbumes, 3 de los cuáles han llegado al número 1, y ha ganado 3 premios Grammy.

Ne-Yo ha sabido evolucionar y reciclar su carrera desde que se iniciara hace una década, del R&B clásico de sus inicios, en álbumes como ‘In My Own Words’ o ‘Because of You’, a aproximarse más al rap en un ‘Non-Fiction’ publicado el año pasado y que contaba con colaboraciones de Schoolboy-Q, T.I., Juicy J, Jeezy… y Pitbull, en el que es probablemente su mayor éxito hasta el momento ‘Time of Our Lives’. Ne-Yo destaca también como compositor de canciones para otros, y lo ha hecho para Enrique Iglesias, Celine Dion o Whitney Houston, si bien sus mayores hitos son ‘Irreplaceable’, para Beyoncé, y la terna ‘Unfaithful’, ‘Russian Roulette’ y ‘Take a Bow’.

Gibraltar Music Festival se celebra en el Estadio Victoria de la colonia británica, los días 3 y 4 de septiembre. Otros artistas confirmados son Stereophonics, KT Tunstall, All Saints, Jess Glynne, Foxes, Rosario y Los Secretos.

Chimo Bayo, Grises y El Último Vecino, al Arenal Sound

2

chimobayoArenal Sound acaba de dar una nueva tanda de incorporaciones a su cartel, encabezada por el productor y DJ Chimo Bayo, mito de la mákina de los 90 que, con el paso de los años, parece no ha perdido su gancho entre las nuevas generaciones (no olvidemos que hasta la mismísima M.I.A. le rindió homenaje). Auguramos un auténtico terremoto al son de ‘Así me gusta a mí’, que ya casi es folclore nacional. También se suman Grises, que siguen presentando el estupendo ‘Erlo‘, mientras continúan amasando una creciente masa de fans. Algo similar a lo que están logrando El Último Vecino, que hace pocos meses publicaban ‘Voces‘, uno de los mejores discos nacionales en lo que llevamos de año para nuestra redacción.

El resto de confirmaciones de esta tanda también incluye a Les Castizos, GOMAD! & MONSTER, Foyone, Malaka Youth, La Sra. Tomasa, Sandro Avila, The River, Las Tea Party DJ’s, DaniLess DJ, DJ Maadraassoo, Subshock & Evangelos, Radness, We Are Not DJ’s y Ochoymedio DJs. Arenal Sound, que se celebra en la localidad castellonense de Burriana del 2 al 7 de agosto, había confirmado previamente a Two Door Cinema Club, Crystal Fighters, Steve Aoki, The 1975, Clean Bandit, Crystal Castles, Kodaline, Borgore, Vitalic, Miami Horror, Love of Lesbian, Yall e Izal. Más tarde, se incorporarían The Hives, Galantis y Carlos Sadness.

Precisamente, esta misma semana se han producido noticias respecto a la ubicación final del festival que, hace algunos meses, fue puesta en cuestión por las autoridades provinciales, que denegaban la celebración del mismo en la explanada del puerto, como venía sucediendo. Ahora, tras un fallo del Tribual Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que condenaba al Ayuntamiento de Burriana al pago de una sanción de 18.000 € por las molestias causadas por la contaminación acústica del festival a unas viviendas aledañas al recinto, la autoridad local y la promotora se encuentran buscando una ubicación definitiva para el evento que, según la Cadena Ser, podría ser la de los Jardines de la Malvarrosa, un recinto que en anteriores ediciones fue empleado como camping para los asistentes al festival. Arenal Sound asegura que el Beach Club conservará su antigua ubicación y que la próxima semana esperan poder cerrar el lugar definitivo de los escenarios principales. Entradas disponibles en Ticketea.

Los artistas comienzan a aliarse contra Youtube

29

theblackkeysDos es casualidad, tres es tendencia. Intuimos que la única intención de Nelly Furtado lanzando en Spotify una tontería como una versión acústica de Calvin Harris que lleva haciendo en directo hace 4 años, es recordar su postura frente a Youtube: que lo que paga el visor de Google a los artistas es una miseria. Eso decía Nelly Furtado y eso decía un estudio que apareció en la red hace tiempo: Youtube está en la lista de las plataformas de streaming que menos pagan a los artistas.

El penúltimo en sumarse a esa guerra ha sido Trent Reznor de Nine Inch Nails, que ha dicho textualmente durante una entrevista con Apple Music, la mejor plataforma para gente como Taylor Swift, que cree que el portal de vídeos es una web “construida a partir de contenido robado y gratuito. Así es como se han hecho grandes. Creo que ninguno de los servicios gratuitos es justo”. Añadía que Youtube está montado tanto a partir de su trabajo como el de otros artistas.

Un portavoz de Youtube se ha molestado en contestar a Trent Reznor que «la mayoría de sellos y editores han llegado a un acuerdo con Youtube para subir vídeos a la plataforma y ganar dinero con ellos». Añade: «hoy el beneficio procedente del contenido que suben los fans es aproximadamente el 50% en Youtube. La insinuación de que los contenidos de Youtube en general no están licenciados es falsa. Hasta hoy, hemos pagado 3.000 millones de dólares a la industria musical y ese número crece todos los años».

El último en sumarse a la protesta es Patrick Carney de Black Keys, que ha acudido a Twitter para apoyar a Trent Reznor: «Dame cinco minutos en Youtube y probablemente encontraré 250 canciones que están ahí disponibles sin que se pague a los artistas. Por lo menos. Una canción debería costar lo mismo que un aguacate. Deberían ser intercambiados de manera similar (al aguacate) al menos hasta que la gente descubra otra fruta igual de gruesa y sabrosa. Un traidor en mi diccionario es alguien que tiene acciones en una compañía de streaming que también es un artista y no ofrece un pago justo».

Asentada sobre todo en Estados Unidos Apple Music, que también dispone de vídeo, y teniendo en cuenta que artistas del tamaño de Drake están estrenando sus vídeos en esta plataforma, o que Beyoncé está pasando de subirlos a Youtube, ¿podemos hablar de un cambio de tendencia significativo? ¿Se acerca un poquito el fin de Youtube tal y como lo entendíamos y quedará más bien para el lanzamiento de Youtubers y artistas revelación?

Escucha ‘Colours’, una fantasía trippy de The Avalanches

8

avalanchesComo si fuera la cosa más natural del mundo, aquí estamos presentando un nuevo single de The Avalanches. Algo que ha costado 13 años poder escribir, casi nada. El regreso del combo australiano es ya un hecho consumado, y ‘Wildflower‘ es una realidad que podremos escuchar y tocar a partir del 8 de julio. La prueba de que todo es real es ‘Colours’, otro nuevo adelanto del álbum, para el que los Avalanches se hacen acompañar en las tareas vocales y compositivas por Jonathan Donahue, cantante de los norteamericanos Mercury Rev. Lejos del mambo-hip hop de ‘Frankie Sinatra’, primer single del disco, ‘Colours’ nos traslada a un paisaje de fantasía repleto de campanillas, instrumentos sonando en reversa y aires retro.

‘Colours’ es el segundo tema que conocemos de ‘Wildflower’, tras el single ‘Frankie Sinatra‘, un auténtico grower que poco a poco ha ido calando y que, como poco, se presenta como lo más parecido a una canción del verano en el mundillo pseudo-indie. En todo caso, la canción de momento está lejos de tener algún tipo de repercusión en listas, si exceptuamos las australianas, donde ha alcanzado el número 34. Veremos si, como canta Danny Brown al final del corte, venden dos millones de discos o más. En cualquier caso, del mismo modo que para algunos de los que esperábamos el disco con avidez el tema ha ido de menos a más, ¿quién puede decir que en semanas o meses no ocurrirá lo mismo con un público más generalista?

Esta semana, además, el grupo daba explicaciones sobre el decepcionante show ofrecido en la última edición de Primavera Sound, alegando que por problemas de visado no pudieron actuar en vivo y tuvieron que realizar, a cambio, una sesión de DJs. Una sesión que el grupo subió gentilmente a Soundcloud pero que, sorprendentemente (¿derechos de autor?), hoy ya no está disponible. En cualquier caso, queda menos de un mes para poder disfrutar de un álbum en el que junto al trío de Melbourne encontraremos a otros artistas invitados como Father John Misty, Toro Y Moi, David Berman (Silver Jews), Jennifer Herrema (Royal Trux), Camp Lo, Biz Markie y Warren Ellis (The Bad Seeds, The Dirty Three, Grinderman).

Alex Casanova nos devuelve a Tocata con ‘Soltero’

2

AlexCasanovaTodos los que pensáis que la Madonna que molaba era la de los 80, estáis de enhorabuena hoy: os va a encantar el tema ‘Soltero’ de Alex Casanova, el autor del refrescante, veraniego y deliberadamente kitsch ‘Antagonasia‘. El gallego ha venido interpretando esta canción en sus directos y hoy estrena su versión oficial de estudio, cuyo lyric video estrena JENESAISPOP.

¿Por qué el sonido de la canción es tan 80’s, tan ‘Into the Groove’ meets ‘Holiday’? En realidad se trata de una versión. Fan de «Viceversa, Trúpita, Azul y Negro, Tino Casal, Objetivo Birmania o Iván», de quien por cierto hoy hablábamos porque ha sido sampleado por un artista sueco de origen húngaro que actúa este finde en Barcelona (Kornél Kovács), Alex Casanova se ha fijado esta vez en el tema original de Carlos Pérez, eso sí, llevándolo a su sonido personal.

El divertido tema producido por el propio Alex Casanova junto a Anxo Rodríguez (mitad del proyecto de música electrónica Nistra) mantiene sus típicas sonoridades estivales, tan aptas para fans de Javiera Mena como de BFlecha. Sirve de transición para cerrar etapa entre disco próximo y disco viejo, el que le llevó a actuar en el Festival Do Norte, el Enofestival, el Festival Charco, el Sereas e Piratas, el Cara-B, el Ribeiro Son de Viño, el Osa do Mar, el Campeiras Live, el JamesonNotodofilmfest Weekend, el Ornitorrincos, el Primos Hermanos o la fiesta de aniversario de Está Pasando, entre muchos otros.

Os dejamos también con la canción original, según apareció en el mítico programa de televisión Tocata, que todos los mayores de 30 años recordaréis con verdadero AMOR. Carlos Pérez solo editó este disco largo, ‘Pienso quedarme soltero’, en 1985 y no logró llevarlo a las listas de éxitos de la época. Eso sí, tiene página web.

Metropol estrenan vídeo para su hitazo electro, ‘Flux in a Box’

4

MetropolEn el tercer single de su segundo disco, los valencianos Metropol apuestan por su lado más bailable. ‘Flux in a Box’ es un hitazo de ramalazos incluso trance con el que no se atreverían ni los Killers electroficados por Stuart Price y que desde hoy cuenta con un vídeo en la discoteca lleno de amor y fiesta y todos sus opuestos.

El grupo reedita su álbum ‘Sorry All Over the Place’ con 5 temas nuevos. No os creáis que ‘Flux in a Box’ es particularmente representativo de lo que encontraréis en el disco, pues lo que caracteriza a Metropol es precisamente la variedad de registros, que se atreven a ir desde el post-grunge hasta incluso rozar el rock bruto cuasi metalero. Su single más relevante hasta ahora, ‘Cage’, ya cerca de las 50.000 reproducciones en Spotify, incluye también teclados, pero lo dominante es un contagioso riff de guitarra pop-rock que ejerce de estribillo.

Casi nada que ver con lo que habíamos oído al principio del álbum con el medio tiempo ‘Infinite Jest’ y ‘The Bureaucrat’, o con canciones como la fiera ‘Very Low Impact’, con un sinfín de posibilidades comerciales en países donde arrasan lo mismo los sonidos metaleros que los synthpoperos (pienso en Finlandia, Alemania y en la parte más oscura de Eurovisión en general). Merece la pena destacar también ‘Blood Sister’ -preparadísima para el «sing along»-, la pseudo balada ‘The Unfortunate Case of Me’ o la épica ‘There Are No Losers Here’, más próxima a Coldplay que a Cycle o a Digital 21.

Según la nota de prensa, «‘Sorry All Over The Place’ es un tributo a uno de los libros más influyentes de la literatura moderna, ‘La broma infinita’ (‘Infinite Jest’ es una de las canciones mencionadas) de David Foster Wallace. Sus canciones hacen referencia a películas ficticias que suceden en la misma novela que trata sobre la necesidad de entretenimiento, el miedo a la sinceridad y la angustia de una libertad que nunca está bien definida». El grupo actúa el 17 de septiembre en Valencia.

Los artistas que no debes perderte en This Is Hardcore

1

Coincidiendo con el Sónar, como es habitual en Barcelona, se reúnen un sinfín de propuestas que terminan de coronar la ciudad como capital mundial de la electrónica durante un solo fin de semana. Una de las fiestas que acuden cada mes de junio a Razzmatazz es This Is Hardcore, que reunirá a gente como Simian Mobile Disco B2B George Fitzgerald, Dave Clarke o Yousef. Nombres muy conocidos en el panorama internacional junto a otros que a duras penas reúnen 1000 escuchas en las redes de streaming. Repasamos algunos de los que has de ver sí o sí, los que más pueden dar que hablar en el futuro o los más divertidos.

Catz’ N Dogz

Catz-n-DogzEl sábado 18 de junio será el día de Pets Recordings, y a eso de las 4.30 de la mañana -los últimos, claro, el sello es suyo- saldrán Catz’ N Dogz. El dúo de dj’s y productores polaco publicaba el año pasado un disco, ‘Basic Colour Theory’, que jugaba con varios géneros como el electro o el house junto a gente de renombre. Peter, Bjorn and John se convertían en Daft Punk por un día en ‘From Your Heart’, aunque el verdadero hit terminaba siendo ‘Get It Right’, con Tanika, un popero cruce entre Technotronic, Go! Team y Jessie Ware. Este año se ha reeditado el disco con remezclas de gente como Matthew Herbert o Maurice Fulton, quien también acompañará a Catz’ N Dogz la misma noche. Saldrá inmediatamente antes. Tampoco faltarán Jay Shepheard o Kim Ann Foxman, que tras darse a conocer junto a Hercules & Love Affair se ha convertido en una de las dj’s favoritas de la escena barcelonesa.

Axel Boman

Axel-BomanEl viernes 17 de junio se reunirán desde Suecia Studio Barnhus y desde Londres/Glasgow Huntleys + Palmers. Estos últimos han reunido en sus fiestas a gente como Daphni o Actress y han lanzado discos de SOPHIE.

En la cúpula fundacional de los primeros despunta el talento de Axel Boman, que además de producir maravillas en cuanto a texturas como ‘Not So Much’, piano mediante, ha ideado un proyecto junto a John Talabot llamado Talaboman, con el que tiene un tema llamado ‘Sideral‘.

Kornél Kovács

kornel_kovacsLa misma noche que Axel Boman y como parte de la misma fiesta encontramos a Kornél Kovács. El sueco de origen húngaro ha sido conocido como uno de los jóvenes valores de la escena jungle de Estocolmo o por temas oscuros como ‘Szikra’, pero no podemos evitar quedarnos con el radicalmente distinto que cerraba su EP ‘Radio Koko’ el año pasado. Atención a este ‘Pantalón’ que une el tipo de producciones de house sofisticado de Junior Boys con el ‘Sueños de Papel’ del cantante español Iván, un tema de 1985 detrás del que estaba Luis Carlos Esteban (Olé Olé, Ellos, Astrud). No tiene desperdicio ninguno.

Paranoid London

paranoid-londonUno de los platos fuertes será la noche de la fiesta británica BuggedOut! el próximo sábado 18 de junio. A las 4.30 será el DJ set de Simian Mobile Disco B2B George Fitzgerald. Inmediatamente antes saldrá Paranoid London, el dúo londinense formado por Gerardo Delgado y Quinn Whalley y experto en acid house, que te puede sonar tras haber visitado el Sónar, la propia sala Razzmatazz en una de las fiestas montadas por 2ManyDj’s o haber aparecido en el último disco de Tiga. Entre sus hits, ‘Eating Glue’ o este ‘Light Tunnel’, ambos presentes en su álbum homónimo de 2015.

Avalon Emerson

AVALON-EMERSONEntre las sorpresas de This Is Hardcore, la misma noche que Paranoid London pero algo antes, cabe destacar a la joven Avalon Emerson. Tras curtirse en San Francisco, reside en Berlín, ha pinchado en Panorama Bar y reúne techno y rave con infinidad de alma, como muestra ‘The Frontier’. Un maravilloso viaje (ella dice que en moto, por el desierto) de 7 minutos de ritmo machacón pero atmósfera evocadora que también podemos relacionar con los momentos más humanos y sensibles de Kraftwerk.

Louisahhh & Maelstrom

louisahhh-maelstromCurtida en Nueva York, donde se había mudado desde Los Ángeles y donde se colaba en los clubs con un carnet falso según reza su biografía oficial, Louisahhh se ha codeado con lo mejor de la escena francesa. Amiga de Brodinski, ha terminado editando un par de EP’s en Bromance, el último de los cuales, ‘Shadow Work’, trataba sobre nuestras «subpersonalidades, el lado más oscuro de nosotros mismos». Sus temas ‘Ego’, ‘In My Veins’ o ‘Night Clubbing’, llenos de repeticiones, son perfectamente aptos para seguidores de Miss Kittin.

También la misma noche de hoy 16 de junio estará por allí su amigo Maelstrom, nombre asociado al French techno y a la escena electrónica desde hace 15 años, con el que ha lanzado temas como el mencionado ‘Night Clubbing’ o ‘Friction’.

El_Txef_A B2B Dave DK

EL-TXEF-AFactory City de Undo, autor del notable ‘Motas de polvo‘, nos traerá el viernes 17 el B2B de Morgan Hammer con Lokier y también el de El_Txef_A con Dave DK, lo cual no es una sorpresa. Dave DK, productor en activo desde principios de siglo y últimamente fichado por Kompakt, donde el año pasado editaba ‘Val Maira’, que incluía el hit ‘Halma’, remezclaba ‘Mugarrirantz feat. Napoka Iria’ de El_Txef_A.

Son las canciones del bilbaíno El_Txef_A producciones envolventes que tan pronto incluyen elementos orgánicos (‘A Heart for Two’) como ritmos bailables y evocadores que podemos asociar a The Field.

Damian Lazarus

Damian-lazarusLa vuelta de Yousef con la fiesta Circus a Razzmatazz este viernes 17 de junio seguro que será la bomba. Incluirá además de nuevo los bailables temas de Nic Fanciulli y también, inmediatamente antes, a Damian Lazarus. Aparte de por sus sesiones de DJ, es conocido por trabajos bien diferentes. En 2015 editaba un álbum bajo el nombre de Damian Lazarus and The Ancient Moons que, con la producción de James Ford (Simian Mobile Disco, Arctic Monkeys), se sumergía en la cultura africana a pesar de haber sido grabado en México. Contaba con músicos de Egipto, Pakistán y Nigeria.

Roman Flügel

roman-flugelHoy jueves, en la noche Heidi presents The Jackathon, podremos ver por supuesto a la canadiense afincada en Londres (tiene un programa de radio en BBC 1) en solitario y «b2b Mike Servito», pero también a Roman Flügel, uno de los nombres clave de la escena alemana desde los años 90. Además de pinchar en Berghain (Berlín) o Amnesia (Ibiza), es dueño del sello Playhouse (Ricardo Villalobos, Isolée) y ha remezclado a gente como Kylie, Daft Punk, The Human League, Primal Scream o Pet Shop Boys. No le hace ascos al acid, al italo ni por supuesto al techno, pero su tema ‘Wilkie’ de ‘Happiness Is Happening’ se ha convertido en un éxito en las plataformas de streaming, quizá por su aire ultra Kraftwerk.

Sau Poler y Olde Gods

olde godsLa noche del sello holandés Atomnation de Applescal es quien nos trae -aparte de al ruso Koett- a dos de los valores más destacados de la escena catalana. Por un lado Sau Poler, que acaba de editar ‘Memorabilia’ tras habernos deslumbrado con ‘Paradoxes of Progress‘ o ‘A Soundless Echo‘; y por otro Olde Gods, el dúo barcelonés formado por Jami Bassols (JMII) y (Pau) Guillamino del que tanto se ha hablado desde su paso por el Sónar el año pasado.