Inicio Blog Página 1264

Neleonard / Las Causas Perdidas

0

neleonardComo inmerso en una cápsula del tiempo en la que el trap español no acumula millones de visitas en Youtube, e incluso en la que proyectos como Belize, medio afines, pero más dependientes de la electrónica y las modas, tampoco existen, llega esta semana el debut del proyecto de Manuel Navío Flores «Nele», Neleonard. Elefant edita este ‘Las causas perdidas’ que cuenta con ecos evidentes de La Buena Vida, tanto de su primera etapa en cuanto a su poso naíf, como de la última en cuanto a cuerdas y vientos; dejando temas tan bonitos como ‘Menos de mí’, ‘Seguro que es por mí’ o ‘Tu fiesta’, en los que la voz de Laura Alonso ejerce de bonito contrapunto a la de Nele.

El desamor ocupa gran parte de los textos del disco, destacando «estribillos» como «Lo que te gusta verme llorar / Lo que te gusta verme sufrir / Lo que me cuesta ahora pronunciar tu nombre y sonreír» y muestras claras de constantes desencuentros: «No sé si tienes ganas de empezar con esto / Por mí casi que ya podría incluso terminar / Se ha quemado el sol en el cielo / Y tú sigues sin llamarme», dice ‘Ya ni cuento’; «Que esto no iba a ser para siempre / no fue una sorpresa pero ya nos vale», dice la planetera y un pelín country ‘Menos de mí’.

También hay que hablar del cierto parecido con La Oreja de Van Gogh de algunos textos («eres tan bonita que tu habitación reluce», el título ‘La más alegre’ y su «serás la canción más alegre del mundo / No importa lo que digan los demás» o nuestras ganas de una canción del grupo donostiarra titulada ‘Un extraño en tu fiesta’); si bien a veces el grupo evita comparaciones blandas contrastando la palabra «mierda» con unas bellísimas cuerdas en ‘Reluces’ y aporta algo de misterio y debate ético como en ese «Nada duele más que todo lo que has hecho bien» de ‘Seguro que es por mí’.

‘Las Causas Perdidas’ (atentos a lo metafórico de su título) es un bonito disco que, como los últimos de Capitán Sunrise o Bassmatti & Vidaur, ignora las modas para recrear el indie español de hace 15 años (o el de la primera Bien Querida, muy evidente en ‘Mariadel’ o ‘Pues es verdad’), si bien se habría agradecido que en esa cápsula del tiempo hubiera podido entrar algo de la evolución de Ana Fernández-Villaverde, de Single o de la ambición de La Buena Vida para crear verdaderos himnos generacionales. ‘Qué nos va a pasar’ sólo hay una, ¿pero y un ‘hh:mm:ss’?

Calificación: 6,5/10
Lo mejor: ‘Coger frío’, ‘Seguro que es por mí’, ‘Ya ni cuento’
Te gustará si te gustan: Bassmatti & Vidaur, Band à Part, Capitán Sunrise y crees que La Bien Querida se ha equivocado evolucionando
Escúchalo: Spotify
Cómpralo: Amazon

Novedades Carminha estrenan el «primer videoclip porno» de la historia de España

20

mypictr_380x220Aparte de escribir canciones pegadizas y memorables, Novedades Carminha suele currarse los videoclips. Los correspondientes a ‘Jódete y baila’, ‘Antigua pero moderna’ o el más reciente para ‘De vuelta de todo’ son tres ejemplos. Pero el grupo se ha superado con su última obra para ‘Ritmo en la sangre’, otro de los temas incluidos en su último disco, el notable ‘Campeones del mundo‘. El vídeo, que se ha estrenado en la web de la banda y ha trascendido en medios como Interviú, está protagonizado por la conocida actriz porno y activista Amarna Miller y el actor porno Sylvan; es, claro, abiertamente porno y, según el grupo, «comparte el trono en Interviú con Barbara Rey, Luis Roldán y Maricielo Pajares» por el «primer videoclip porno de la historia de la música en España». Avisados y avisadas estáis: N-S-F-W.

Jorge Cantos ha dirigido este vídeo que el grupo describe con cuatro palabras: “sexy, bonito, guarro y romántico”. Con él, el trío gallego ha querido distanciarse «del cliché del porno plasticoso y degradante con la figura de la mujer, que nos da mucho asco». «Amarna tiene mucha personalidad, es muy inteligente y muy buena en lo que hace», detalla el grupo. Además no es nada conformista y está buscando todo el rato otra perspectiva del porno con un discurso sólido».

Que Novedades Carminha haga un vídeo porno no debería sorprender a nadie. «La música que nos gusta, con la que nos emocionamos», indica este, «es sexy por naturaleza. Desde los discos de T Rex al funk de los 70’s, llegando a Devendra Banhart o la chicha peruana de los 60’s. El rock and roll no solo es un sonido sino una expresión juvenil que invita a la diversión, al baile y al folleteo. En eso andamos».

La novedad de Depeche Mode es una recopilación de videoclips

40

DM-DVD-cover-finalEn los últimos días, Depeche Mode ha adelantado novedades en las redes sociales. La idea de un nuevo disco de Dave Gahan y compañía tenía todo el sentido del mundo, pues ya han pasado tres años desde el lanzamiento de ‘Delta Machine’, su último trabajo, pero no, lo nuevo de Depeche Mode no es un disco de material inédito. Es una caja de vídeos DVD en la que se recopilan 55 vídeos del grupo más cuatro alternativos (para ‘People Are People’, ‘But Not Tonight’, ‘Soothe My Soul’ y ‘Stripped’). La caja contiene asimismo dos horas de comentarios por parte del grupo. Esta, que responde al título de ‘Video Singles Collection’, sale de cara a la Navidad, el 11 de noviembre, y su portada, sencilla pero elegante, es la que ilustra este post.

En declaraciones a Rolling Stone, Depeche Mode ha compartido su alegría por el lanzamiento de esta caja recopilatoria. «Los vídeos siempre han jugado una parte esencial en la manera que hemos querido presentar la música de Depeche Mode al mundo. Ha sido increíble echar la vista atrás y revivir todas esas experiencias y recuerdos que evocan estos vídeos tantos años después. Ha sido increíble juntar todos estos vídeos finalmente en un único sitio y esperamos que nuestros fans disfruten este viaje en el tiempo tanto como nosotros lo hemos hecho».

Las malas noticias es que esta caja no coincidirá con un nuevo álbum de Depeche Mode, que no se espera hasta la primavera de 2017.

‘Blonde’ de Frank Ocean vuelve a Spotify

7

frank-blondBlonde‘, el nuevo disco de Frank Ocean, ha empezado su descenso en listas a casi un mes de su lanzamiento el pasado el pasado 20 de agosto: en Estados Unidos ha bajado del 5 al 10 y en Reino Unido del 3 al 17 (las nuevas cifras las conoceremos en unos días). No son noticias especialmente alentadoras para el disco más esperado del año con diferencia pero tampoco aterradoras. De hecho, a pesar de no haber sido editado en físico, con más de 300.000 copias vendidas ‘Blonde’ es uno de los discos mejor vendidos del año.

El pasado 9 de septiembre, ‘Blonde’ dejaba de ser exclusiva de Apple Music y aparecía en Spotify, quizás con el objetivo de mantener sus ventas de cara a las semanas siguientes. O no, pues ‘Blonde’ ya no puede escucharse en Spotify. No es que haya desaparecido. El matiz es importante porque ‘Blonde’ sí aparece en Spotify cuando es buscado, pero su escucha está inhabilitada. ¿A qué se puede deberse esta decisión? ¿A algún error contenido en la copia del disco para Spotify? ¿Será ‘Blonde’ el nuevo disco vivo a lo Kanye West? ¿Está preocupado Ocean por la caída en ventas del álbum y se ha arrepentido de subirlo a una plataforma libre de suscripción como Spotify? La respuesta, esperamos, en unos días…

Actualización: ‘Blonde’ ha vuelto a Spotify. Con él os dejamos:

Cinco mujeres a las que seguir la pista

2

Con la vuelta al cole llega el momento de volver a hacer los deberes. Aún tenemos meses por delante en los que pueda asomar alguna sorpresa mayúscula, pero con la mente ya puesta en el año que viene (y más adelante aún) hemos querido detenernos en cinco nuevos talentos femeninos que se están abriendo camino en la siempre competitiva industria musical. Con el pop como mayor aliado estas cinco artistas prometen dar mucho de qué hablar próximamente, así que para que te vayas familiarizando con ellas te las presentamos. El tiempo dirá quién acaba dando el campanazo mediático internacional.

Bishop Briggs

Bishop-BriggsA pesar de haber nacido en Londres Sarah Grace McLaughlin (tal como se llama en realidad esta joven de 24 años) ha pasado la mayoría de su vida entre Tokio y Hong Kong, pero en 2015 decidió mudarse a Los Ángeles y una vez ahí empezó a trazar una carrera musical que desde ya se antoja más que prometedora. Su primer single (editado bajo el nombre de Bishop, a secas) vio la luz el año pasado y recibió el nombre de ‘Wild Horses’. Sin embargo, no ha sido hasta este 2016 que con tres canciones enormes ha despuntado como una digna sucesora de Florence + The Machine. Porque otra cosa quizás no, pero escuchando ‘River’ y sobre todo la melodramática ‘The Way I Do’ la sombra de la Florence Welch más oscura y gótica viene a la cabeza de inmediato. De momento se desconoce si está trabajando en un álbum de debut con cara y ojos, pero por lo pronto los mismísimos Coldplay la han llamado para que les acompañe como telonera en varios conciertos de su gira estadounidense. Con la fuerza vocal que se gasta tiene todo de su parte para convertirse en toda una diva. Tiempo al tiempo.

LÉON

LEONSuecia sigue siendo una mina de jóvenes promesas del pop a granel. Hasta los 17 años nuestra protagonista lideraba una especie de girl band de hip hop y soul en su país natal, pero el pasado año al cumplir veintiuno el productor Agrin Rahmani se cruzó en su camino y juntos empezaron a trabajar en un repertorio que transpira pop por todos sus poros. Muestra de ello puede comprobarse en el EP ‘Treasure’ que lanzó en 2015 (que incluyen las fresquísimas ‘Tired of Talking’ y ‘Nobody Cares’), pero de cara a este 2016 se espera, asimismo, que edite su debut en largo. Katy Perry recomendó ‘Tired of Talking’ a sus fans a través de Twitter, por lo que podría convertirse perfectamente en la Tove Lo de la temporada más pronto que tarde.

Dagny

dagnyDe los países nórdicos, de la ciudad noruega de Tromsø concretamente, emerge esta joven que es hija del músico de jazz Øystein Norvoll y la cantante Marit Sandvik, y acaba de pasar por el madrileño Dcode. Mamando cultura musical desde bien pequeña su destino estaba prácticamente escrito, pero no fue hasta septiembre de 2015 que se decidió a mostrar al mundo su primera composición, una ‘Backbeat’ que poco a poco ha ido calando en las redes sociales gracias a su sencilla inmediatez. Tanto la canción con la que se dio a conocer como su colaboración con la estadounidense BØRNS, ‘Fool’s Gold’, forman parte de su recentísimo EP ‘Ultraviolet’. Afincada en Londres con el objetivo de engrosar su número de fans está por ver cuáles serán sus siguientes movimientos, pero con apenas un año de carrera su futuro promete.

Sara Hartman

sarahartmanTan pronto esta joven de 20 años empezó a sentirse una esclava de la ciudad de Nueva York decidió hacer las maletas y dirigirse a Berlín para iniciar una nueva vida más acorde con su personalidad bohemia. Su padre se gana la vida construyendo piscinas para las familias adineradas de Los Hamptons y su madre, que fue quien le descubrió a bandas como Radiohead o Talking Heads, es artista visual. De modo que sin antecedentes musicales en su familia sorprende la soltura con la que la joven se mueve en el pop de carácter folk. A finales del pasado año subió a la red su primera composición, ‘Monster Lead Me Home’, pero si hay una canción que realmente la define esa es ‘Satellite’, con ese sonido a verano buenrrollero que rezuma. Precisamente esta segunda pieza es la que da título a su único EP hasta la fecha.

Sam Bruno

Sam-BrunoEn clave más urban Estados Unidos también tiene nuevos artistas que exportar al otro lado del charco. Este es el caso de la joven de Phoenix Sam Bruno, que aunque este agosto ha conseguido el favor de blogs de medio mundo con ‘Tip of My Tongue’ en 2015 coló una canción llamada ‘Search Party’ (que la hermana tanto con MIA como con la desaparecida en combate Uffie) en la banda sonora del filme ‘Ciudades de Papel’. En su Soundcloud pueden encontrarse otras tantas canciones en las que ha colaborado recientemente, pero lo que de verdad se espera es que edite oficiosamente su primer EP. No hay fecha prevista para ello, pero atendiendo a que no puede parar quieta y que día sí y día también se encierra en el estudio de grabación el lanzamiento perfectamente podría materializarse este mismo año.

Nick Cave & The Bad Seeds / Skeleton Tree

6

nick cavePuede que sea demasiado obvio, pero no puedo evitar observar cierto paralelismo, salvando las distancias, entre ‘Skeleton Tree’ y ‘‘. Desde perspectivas diferentes, ambos son tratados sobre la muerte, o cómo enfrentarla. Ambos oscuros, crípticos y demoledores cuando no evitan referirse al vacío de la parca. Ambos, en definitiva, son obras íntimamente relacionadas con la muerte, en las que esta es un callado protagonista. En el caso de Bowie, con el aura de epílogo a toda una carrera, vislumbrando la propia a la vuelta de la esquina. En el caso de Nick Cave, como homenaje y expiación de remordimientos tras la pérdida de uno de sus hijos adolescentes, Arthur Cave.

En el caso de esta nueva obra de Nick Cave & The Bad Seeds, conforma un todo con el film documental ‘One More Time With Feeling’. En la película de Andrew Dominik se ofrecen muchas claves para observar estas canciones y no es baladí, de hecho, el empeño de Cave por estrenar el film precisamente un día antes de que el disco viera la luz. Evita así poder ver en este álbum un mero espectáculo de la intimidad propia. Además de, en suma, ser un precioso homenaje a su hijo, arroja luz sobre la influencia de una pérdida desde el punto de vista creativo y humano.

Muchas, si no todas, las reflexiones del film se encuentran en estas canciones: la idea del tiempo como algo elástico (a menudo nos encontramos con referencias pre y postmortem en la misma canción, hablando en presente siempre), la sombra del mal augurio y el carácter profético que para su esposa Susie tienen las letras de Nick, la desazón por el hecho de percibir la compasión de la gente que apenas le conoce, la ira desatada por expresiones hechas como “vive en nuestros corazones”… Todo ello se encuentra parapetado en unos textos que (con)funden el antes y el después de la muerte de Arthur, retratan a Cave siendo consolado en la cola de un supermercado o le muestran repitiendo con desesperación “está en mí”. “Está en mí, pero ya no vive”, decía en la película.

Este es un álbum atípico para los Bad Seeds. Aunque Jim Sclavunos, Thomas Wydler, Martin P. Casey y George Vjestica (sin rastro de Barry Adamson, esta vez) les secundan con fantástico hacer, Nick ha encontrado en Warren Ellis a su hermano en la música (“sin él, todo esto se vendría abajo”, dice en la película). ‘Skeleton Tree’ es la expresión de lo que el violinista ha logrado extraer del australiano en inacabables, a veces estériles, sesiones de improvisación en búsqueda de un hilo del que tirar. Y nosotros que pensábamos que ‘Push The Sky Away‘ era contenido y solemne…

Esa es la esencia de este álbum, que es semejante al trabajo que ambos llevan haciendo juntos desde hace varios años en diversas BSO de películas. Construyen composiciones a partir de un bucle de ruido o un par de notas dislocadas o un coro deslavazado o un ritmo marcial. Cave los usa, a duras penas cantando (“he perdido hasta la voz”, reconoce), para desentrañar unos textos que van unidos a la música como hueso y carne, una poesía fantasmal con imágenes de insectos, mujeres vestidas de rojo, espacios inabarcables, pánico, pérdida y dolor. También hay sexo y religión o, al menos, algo sobrenatural. Es uno de esos discos que a medida que se escuche y dependiendo de qué manera se acceda a él, ofrece múltiples y diversas lecturas. Pero todo, inevitablemente, vuelve a conducir a Arthur.

Con Cave más que nunca ejerciendo de rapsoda, ‘Skeleton Tree’ es en su mayor parte un spoken word en el que encontramos más luz de lo que sugería la elegíaca ‘Jesus Alone‘, cuyo eco fantasmal prosigue en la angustiosa ‘Anthrocene’ (que, aparentemente, reflexiona sobre la condición destructiva de la raza humana) o la estremecedora, brutal ‘Magneto’, de la que se extrae el título del álbum. Hay, como decía, espacio para algo de luz en la preciosa y casi soul ‘Rings of Saturn’ y, sobre todo, en la recta final del disco, donde las elegías se tornan himnos. Amargos, pero himnos. Es el caso de la oda de amor desesperado ‘I Need You’, en la que casi se percibe el nudo en la garganta del intérprete, y también del espiritual ‘Distant Sky’, en la que la voz de la soprano danesa Else Torp tiene algo de angelical mientras Cave se dispone para la partida (ese susurrado “vámonos, mi amor verdadero, llama al hombre del gas, corta la corriente” deja literalmente sin aliento). Y es, sobre todas ellas, el caso del maravilloso corte final que titula el álbum, en el que al fin se percibe algo de paz tras el dolor y los Bad Seeds se acercan a sonar a aquel ya lejano y crucial ‘The Boatman’s Call’. “Grito y grito a través del mar pero el eco vuelve, querido, y nada es gratuito. Pero ahora todo está bien”.

“Todo artista quiere tener vivencias que estimulen su creatividad, pero no esto”. Algo así enuncia Nick Cave en un momento de ‘One More Time With Feeling’, y obviamente le creemos. Incluso aunque haya dedicado todo un disco y una película a hablar de la muerte de su hijo. Quizá esta era la única forma de evitar ser cuestionado sobre tan doloroso asunto hasta el final de sus días. Quizá no lo consiga. Pero por encima de estas cuestiones accesorias y terrenales, lo realmente importante es que disco y largometraje conforman un precioso homenaje para Arthur que difícilmente será olvidado por quienes se aventuren en él.

Calificación: 8,4/10
Lo mejor: ‘Skeleton Tree’, ‘I Need You’, ‘Magneto’, ‘Jesus Alone’
Te gustará si te gusta: ‘★’ de David Bowie, las BSO de Nick Cave y Warren Ellis.
Escúchalo: Spotify
Cómpralo: Amazon

‘La Sonata del Silencio’: un tedioso culebrón de posguerra

4

sonatadelsilencioSi Televisión Española se hubiese decidido a estrenar ‘La Sonata del Silencio’ en la franja de la tarde, a la hora en la que solía emitirse ‘Amar en tiempos revueltos’ o ‘Acacias 38’, vale la pena decir que hubiese funcionado a la perfección. La ficción de TVE, basada en la novela homónima de Paloma Sánchez-Garnica, parte de la misma premisa que la mayor parte de los culebrones que se emiten a primera hora de la tarde: familia de posguerra rica vs. familia de posguerra pobre y sus líos varios.

Sí es cierto que ‘La Sonata del Silencio’ cuenta con un guion notablemente más elaborado e interesante que sus primas de bajo coste; y que su presupuesto por capítulo tiene pinta de abultar lo mismo que una temporada completa de las dos producciones anteriormente mencionadas. ¿En qué se traduce eso? En buenas localizaciones, una ambientación bastante decente, un vestuario más que correcto y una leve grandilocuencia en lo que a planos y escenas se refiere. Eso por no hablar del casting, que incluye en su elenco de actores a Marta Etura, Daniel Grao y Eduardo Noriega.

Pero… ¿por qué la serie es tan soporífera? En primer lugar, porque algunos actores que descuadran el casting. Cada vez que sale Fran Perea a ejercer de malo malísimo se pone de manifiesto que, en algunos puntos, la dirección de actores (y la selección, ya puestos) ha flaqueado un poco. En segundo lugar porque la trama, aunque vendida como una historia eminentemente feminista (el papel protagonista es el de Marta Etura, que tiene que «abrirse paso en un mundo de hombres») no lo es tanto: el primer capítulo supera muy a duras penas el test de Bechdel. Y por último porque historias como estas hemos visto ya a porrillo: ¿otro culebrón ambientado en la posguerra? Qué obsesión. A ver si les da por crear un culebrón que venga del futuro, que eso sí que sería novedoso. 6.

Christine and the Queens deja ‘Sorry’ de Beyoncé casi irreconocible

6

christinequeensChristine and the Queens ha acudido al famoso Live Lounge de la BBC para interpretar, como hace todo el mundo que es invitado, un tema propio y una versión. Con esta última ha sorprendido desde luego, no por la elección (siempre le ha gustado la música negra) sino por la ejecución. Hablamos de ‘Sorry’, una de las mejores canciones de ‘Lemonade’ de Beyoncé, que ha llevado a un terreno bastante más funk, pero además desestructurándola y otorgándole tal cantidad de personalidad que es difícil decidir si funciona o no.

La cantante francesa ha pegado en Reino Unido un pelotazo inusual para alguien no anglosajón. Su excelente disco ‘Chaleur humaine‘ ha llegado a las listas británicas 2 años después de su salida en Francia, tras ser promocionado en Glastonbury y en la televisión del país. Ha conseguido llegar al disco de oro por la venta de 100.000 unidades (en Francia fueron 600.000, pero claro, es su país) y aún continúa deambulando por el top 20 después de 13 semanas. Llegó a ser número 2 en las islas, sólo contenida por un recopilatorio de la ELO.

Os dejamos con la versión de ‘Sorry’ y el otro tema que ha interpretado en Live Lounge, por supuesto ‘Tilted’, su pequeño gran éxito internacional.

Beck saca las pistolas (y a sus hijos) en el vídeo de ‘Wow’

2

beck-wowComo algunos recordaréis, ‘Wow’ iba a la cabeza de nuestra playlist de canciones alternativas de este verano. Varias semanas después de su lanzamiento, Beck al fin se ha decidido a presentar un vídeo para la canción, una yuxtaposición de elementos aparentemente inconexos -de Oriente al Oeste- que en algunos momentos recuerda tímidamente a algunas producciones de Canada. ¿Representa este popurrí las variadas referencias estéticas del tema?

El vídeo ha sido dirigido por Beck y Grady Hall y cuenta con los hijos de Beck (Cosimo y Tuesday, hijos que tiene con su esposa, la actriz Marissa Ribisi), así como a artistas como Sam Cannon, Randy Cano, Andy Gregg, David McLeod, John McLaughlin, Jess Rona y Steve Smith. ‘Wow’ pertenece al disco que Beck sacará el próximo 21 de octubre y que todavía no tiene título. Desde el principio se planteó el nuevo disco de Beck como el reverso dance de ‘Morning Phase‘, álbum que de manera totalmente improbable terminó alzándose como disco del año en los Grammy del año pasado. Tan raro fue el fallo que este año han vuelto las aguas a su cauce con el reconocimiento al millonario ‘1989’ de Taylor Swift.

No será lo único que escuchemos de Beck este año, pues el artista, junto con Florence + the Machine o Josh Homme de Queens of Stone Age, ha sido confirmado como colaborador del próximo álbum de Lady Gaga.

¿Quién agotará entradas antes, León Benavente o Sidonie?

5

leonbenavente¿Recordáis el verano en que Love of Lesbian lo terminaron de petar? Pues este ha sido el verano en que León Benavente lo terminaron de petar. El grupo entraba al puesto 5 de la lista de ventas con su segundo disco tras la buena aceptación del primero y el éxito de su gira, ha estado presente en un número inenarrable de festivales, y ha sido capaz de mantenerse en el top 100 oficial español durante todo el verano, donde llevan 20 semanas. 5 meses.

Ha sido pasar su actuación en Dcode, celebrada a las dos de la tarde con su carpa llena, y anunciarse su concierto en Madrid. Tendrá lugar el sábado 17 de diciembre en OchoyMedio, es decir, justo antes de Navidad, y las entradas en oferta a 14 euros han durado un par de horas. Quedan a 16 euros disponibles online, pero nadie sabe por cuánto tiempo.

Casi al mismo tiempo se han puesto a la venta tickets para ver a Sidonie el viernes 16 de diciembre, en el mismo recinto de la capital. En su caso, presentan su nuevo disco, ‘El peor grupo del mundo’, a la venta el 30 de septiembre.

Sin ánimo de crear una guerra Blur vs Oasis con la que ser torturados por los siglos de los siglos, sino una competencia sana, la comparación es graciosa más allá de que a ambos conciertos los separe un único día: León Benavente incluyen en su música homenajes muy expresos a otras bandas de pop español como Triángulo de amor bizarro o El Columpio Asesino, y el disco de Sidonie cita también a otras bandas de pop español como Egon Soda, Lori Meyers y Los Planetas, no siempre para bien. De un lado, un grupo con años de tradición, y de otro otro teóricamente nuevo pero con gran recorrido y experiencia sobre las tablas gracias a sus colaboraciones con otros artistas como Nacho Vegas. De un lado, un grupo con un público fiel, de otro el grupo de moda. ¿Quién agotará antes sus tickets y opta a improvisar una segunda fecha? Hagan sus apuestas.

‘Cool Girl’ de Tove Lo: ¿un rompepistas sutil… o un single demasiado sutil?

10

Tove-Lo-Cool-Girl-2016-2480x2480-300x300Parte de la redacción valora el regreso de Tove Lo.

«En un panorama pop invadido por el R&B y los ritmos tropicales, Tove Lo ha sacado un single directamente house, producido por sus habituales The Struts, que proporcionan una producción voluptuosa y radioactiva tan sugerente para la pista de baile como idónea para la distintiva voz de la sueca. El estribillo de ‘Cool Girl’, efectivamente «frío», gélido incluso, interpretado por una Tove Lo desinteresada (en el mejor de los sentidos), se revela con las escuchas, lo que da lugar a una canción rara, un rompepistas sutil, de los que no hay tantos actualmente. Es que el de Tove Lo es un talento raro». JB

«Aunque en todo momento se mantiene fiel a sí misma y su estilo resulta inconfundible, la sensación es que Tove Lo no ha querido perder el tren de la vanguardia e ir por delante de otras nuevas divas pop. Así ‘Cool Girl’, cuyo estribillo es más sutil de lo que acostumbra la radiofórmula, es capaz de hacerle frente a los últimos singles de AlunaGeorge sin despeinarse, o alinearse con el último trabajo de Flume, con el que la sueca ha trabajado recientemente. ‘Cool Girl’ es todo lo que pedíamos a Tove: música pop que no se duerme en los laureles y mira hacia adelante». Raúl Guillén

«Tanto en el grower ‘Cool Girl’, que un mes después de su edición remonta en algunas listas (sube 14 puestos esta semana en Reino Unido, sube en España), como en su nueva canción ‘Influence’, Tove Lo huye de estridencias y modas caribeñas para refugiarse en una producción elegante y suave influida por el R&B más sofisticado y los sonidos noventeros sin subidones. Ambas producciones son loables aunque tampoco es que se termine de percibir un crecimiento y una ambición enormes, esos que hay que exigir a un segundo disco, en la autora de ‘Queen of the Clouds‘». Sebas E. Alonso.

Una pareja asediada por un desahucio, en ‘A lo mejor’ de Dellafuente

0

dellafuentePensábamos que para ver de «trending topic» en Twitter a un artista underground de nuestro país tenía que suceder una verdadera tragedia, pero Dellafuente lo ha conseguido durante un par de horas del día de hoy gracias al lanzamiento de su esperado segundo largo tras el éxito de ‘Azulejos de Corales’.

El álbum se llama ‘Ansia Viva’ y tras la presentación de su sencillo ‘Escarmiento’ hace unos días, hoy hay vídeo nuevo. Se trata de ‘A lo mejor’, un drama de pareja sacudido de manera violenta por los problemas sociales, especialmente un desahucio, que en su vídeo remite al cine social español de las últimas décadas. No obstante, título y estribillo parecen encerrar un mensaje optimista.

En este corte hace coros el cantaor Maka, quien ya estuviera con Dellafuente en la exitosa gira Quejíos y Autotune, y también aparece en ‘Te amo sin límites’, la mencionada ‘Escarmiento’, ‘Menos’, ‘Dame Luz’, ‘Mama’ y el ya conocido single ‘Dile’, su tema más escuchado en redes, que como veis cierra.

Dellafuente ha trabajado con bases de los productores Mees Bibkle, Rike Luxx, Xavier Johnson/Iah Cranks, Ellegas, Highself, KLG Records, Lcks Internet, JAYEEM, ETM y Cookin Soul. Otras colaboraciones que apuntan la nota de prensa son las de Nano Cortés en ‘Dame Luz’ y White Boy en ‘Sin Razón’, además de la de Pepe en ‘El Color del Dolor’. ‘Ansia Viva’ ha sido grabado, mezclado y co-producido por Antonio Narvaez y masterizado por Javier Ustara en Mpire Studio. El artwork de la portada es obra de Woka.

1. ESCARMIENTO
2. A LO MEJOR
3. JAQUETONA
4. MENOS
5. VENENO
6. TE AMO SIN LÍMITES
7. SINRAZÓN
8. MIÉNTEME
9. EL COLOR DEL DOLOR
10. DAME LUZ
11. MAMA
12. COOKIN MACARRONES
13. DILE

Michel Gondry da un sorpresón a los fans de White Stripes y Jack White

1

whitestripes-gondryEl trabajo conjunto de Michel Gondry y White Stripes forma parte de la historia mundial del videoclip. El conocido director realizó para la banda cuatro vídeos, entre ellos ‘The Hardest Button to Button’, ‘Dead Leaves and the Dirty Ground’ y ‘Fell In Love With a Girl’.

Ahora que se publica un disco de acústicos de Jack White, recogiendo material grabado entre 1998 y 2016, Michel Gondry ha decidido dirigir un vídeo por su cuenta, sin que nadie se lo haya pedido, ni haber informado a nadie, para una de las canciones de ese álbum.

Se trata de ‘City Lights’, single principal del nuevo disco, que fue escrito por White Stripes para ‘Get Behind Me Satan’ (2005), el penúltimo largo antes de su separación, pero no había aparecido hasta la reedición en vinilo de este largo durante el Record Store Day del año pasado.

El vídeo es sencillo y no es más que un dibujo en una ventana que va transformándose y adquiriendo nuevas vidas y dimensiones, pero 1) no puede llegar en un momento más adecuado ahora que el otoño se acerca y las primeras lluvias aparecen en gran parte del país y 2) no deja de ser una rareza si recordamos que Gondry ha pasado últimamente de dirigir vídeos. Desde 2011 no ha dirigido más que otros dos: ‘Go’ de Chemical Brothers y ‘Love Letters’ de Metronomy.

Os dejamos con las 5 colaboraciones de White Stripes y Michel Gondry.

La carrera de Beyoncé, resumida en un divertido gag telenovelesco

2

Que Beyoncé es uno de los iconos del pop más importantes del momento volvió a quedar materializado anoche de nuevo en el programa del conocido comediante James Corden, últimamente venerado en el mundo del pop por esa maravillosa tontería llamada Carpool Karaoke. Con no tantos artistas se podrían montar gags como este, mientras el público se parte de risa.

Como aprovechando que ‘Lemonade‘ habla de una infidelidad de Jay Z hacia la cantante, James Corden reunió a Adam Scott y a Meg Ryan para montar una telenovela de cuatro minutos que también habla de una infidelidad. Pero la peculiaridad de esta es que lo hace citando títulos y frases míticas del cancionero de Beyoncé. Uno de los momentos más divertidos es cuando se tararea ‘Crazy In Love’, pero también aparecen ‘Baby Boy’, ‘Hold Up’ y su «they don’t love you like I love you», el mitiquísimo «Becky with the good hair» de ‘Sorry’, ‘Run the World (Girls)’, el «I’ve been drinking» de ‘Drunk In Love’, ‘Irreplaceable’ e incluso algún tema de Destiny’s Child como ‘Survivor’ y ‘Bootylicious’, entre otros. Una chuchería para fans, «surfboard» incluido (alguien ha hecho los deberes), en la que también hay un cameo de un tema de Lady Gaga… y no, no es ‘Telephone’.

Years & Years siguen hedonistas en el pelotazo ‘Meteorite’

6

yearsyearsMientras a nivel internacional nada les ha funcionado como ‘King’, ‘Communion‘ sí ha consolidado a Years & Years como una de las estrellas más importantes de Reino Unido. Un año después de su edición, el grupo ha sido invitado a formar parte de la banda sonora de la secuela de ‘Bridget Jones’, ‘Bridget Jones’s Baby’, que se estrena este fin de semana.

Por esa banda sonora también pasarán temas conocidos de Lily Allen, Ed Sheeran (en forma de remix) o Jess Glynne. Years & Years aportan ‘Meteorite’, un desprejuiciado tema pop que más que mirarse en ídolos del grupo como Hot Chip, lo hace en los éxitos más hedonistas del pop electrónico ochentero y la música disco. Nombres como Samantha Fox y productores como Stock, Aitken & Waterman pueden venir a la mente, además de cierto aroma a ‘Thriller’ de Michael Jackson en uno de los puntos, y también su propio sonido.

El tema estrella de la banda sonora de la secuela de Bridget Jones parece ‘Still Falling for You’ de Ellie Goulding, si bien al menos de momento no ha igualado el impacto de ‘Love Me Like You Do’ en ’50 sombras de Grey’. Veremos qué sucede cuando la película llegue a los cines.

1. Still Falling For You – Ellie Goulding
2. Meteorite – Years & Years
3. Reignite (Knox Brown x Gallant) – Gallant and Knox Brown
4. Thinking Out Loud (Campfire Version) – Ed Sheeran
5. Hold My Hand – Jess Glynne
6. Slave To The Vibe (Radio Edit) – Billon
7. King – Years & Years
8. Run – Tiggs Da Author
9. Fuck You – Lily Allen
10. The Hurting Time – Annie Lennox
11. Jump Around – House Of Pain
12. That Lady, Pts. 1& 2 – The Isley Brothers
13. Walk On By – Dionne Warwick
14. Just My Imagination (Running Away With Me) – The Temptations
15. I Heard It Through The Grapevine – Marvin Gaye
16. We Are Family (Single Version) – Sister Sledge
17. Ain’t No Stoppin’ Us Now – McFadden & Whitehead
18. Race To Mark’s Flat – Craig Armstrong
19. Wedding – Craig Armstrong

Justin Bieber se hace un Rihanna y se vuelve loco a sacar singles

3

justin-bieber-post-malonePurpose‘, editado a finales de 2015, fue uno de los discos más vendidos de 2015 y también lo será de 2016, pues evidentemente el éxito de ‘Sorry’ y ‘Love Yourself’ se ha arrastrado a este año. Sin embargo, tras los tibios resultados de su cuarto sencillo ‘Company’, que por ejemplo no ha pasado del puesto 53 en Estados Unidos, en parte por lo cutre y dejado que era su vídeo, Bieber parece haber pasado página. Hay quienes esperábamos un vídeo junto a Halsey para ‘The Feeling’, la única pista del disco que sin ser sencillo supera los 100 millones de reproducciones en Spotify junto a la menos radiable ‘I’ll Show You’, pero no. Justin Bieber se ha hecho un «ANTI» y ha buscado los éxitos en otro lado.

El 21 de julio lanzaba ‘Cold Water’, un tema con Major Lazer y la colaboración de Mø que se convertía en un hit mundial instantáneo pese a que aún no ha salido su vídeo. Ha sido top 1 en Reino Unido, Holanda, Noruega, Suecia, Suiza, Canadá, Australia y top 2 en Estados Unidos, Francia, Alemania, etcétera. Sin miedo a agotar al público, el 5 de agosto, tan solo 15 días después, se conocía su canción junto a DJ Snake, una suerte de ‘Lean On’ incluida en el disco de este, que triunfaba más poco a poco: ‘Let Me Love You’ aún no ha tocado techo, aunque ya ha sido número 1 en Francia y Noruega, número 2 en Reino Unido, número 12 en Estados Unidos, etcétera.

Tampoco hay vídeo de momento para este tema. Pero no contento con esto, esta semana ha lanzado una canción con el artista emergente Post Malone, al que conoce bien pues ha sido telonero de la mayoría de fechas americanas del ‘Purpose Tour’ que este otoño llegará a España (aunque con otro telonero).

Este ‘Deja Vu’ que se estrenaba hace unos días, y que será incluido en el debut de Post Malone tras su mixtape ’26th August’, un disco llamado ‘Stoney’ que no se deja de retrasar, no parece contener las aspiraciones comerciales de ‘Let Me Love You’ y ‘Cold Water’, y parece sólo un pasatiempo, pero tampoco hay que perderlo de vista.

Su cadencia de R&B amable puede calar de cara a la Navidad si se promociona por los canales adecuados, en Pitchfork ya lo han definido como «pop perfecto» y no podemos olvidar que ‘White Iverson’ de Post Malone, en una línea parecida, ha sido uno de los sleepers más sorprendentes del último año, sobre todo en EE.UU., donde es doble platino. ¿Nuevo «sleeper» para Bieber a lo ‘Love Yourself’ o el tema que, si fracasa, puede retrasar para siempre el disco de Post Malone?

Wilco / Schmilco

5

wilco¿Qué tal está el nuevo disco de Wilco? Está bien, sin más. Y eso no está bien, tratándose de un grupo que vivió instalado en la excelencia durante más de una década. ¿Y qué ha pasado? Pues eso es más difícil de decir. Supongo que, como nos pasa a casi todos antes o después, el paso del tiempo nos va arrinconando hacia la comodidad y la placidez. Plácido es, sin duda, un adjetivo que podría usarse para definir ‘Schmilco’, cuya portada, obra del siempre corrosivo Joan Cornellà, hacían presagiar un calambrazo que simplemente no está. Y, lo peor, ni se le espera, que diría aquel.

Desde ‘Sky Blue Sky’ (2007), la banda de Jeff Tweedy comenzó a rondar una deriva de piloto automático que, ocurrente de mí (es broma, es broma), llamé por entonces fase R.E.M. y que tristemente se ha ido haciendo realidad. Disco a disco, Wilco se han ido adocenando, salpicando aquí y allá con algunos momentos memorables pero sin alcanzar, en conjunto, la grandeza anterior. La sensación de que están en una inercia vacua solo destinada a justificar una gira tras otra, a las que asistimos en comunión y esperamos con impaciencia que terminen con sus concesiones a sus últimas obras para verles interpretar esas canciones tan majestuosas de su primera década. Suena duro decirlo, como fan de la banda, pero es así. O lo parece.

‘Schmilco’ destaca por tratarse de una obra muy centrada en sonidos acústicos e influencias clásicas. Tan clásicas como los Beatles de ‘Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band’ o ‘Abbey Road’. O el Harry Nilsson de ‘Nilsson Schmilsson’, como simpáticamente evidencia su título. De partida la propuesta parece hasta apetecible cuando arranca con el bonito y amargo ‘Normal American Kids’, el adelanto ‘If I Ever Was a Child’ y ‘Cry All Day’. Tres buenas composiciones que remiten a otras de Tweedy en la serie ‘Mermaid Avenue’ o ‘Being There’. Pero hay dos problemas: uno, que la inspiración a partir de ahí se vuelve intermitente; y dos, que tratar de camuflar esa falta de melodías atractivas con barullos insustanciales no cuela.

La más clara muestra de ambas cosas es ‘Common Sense’ (non-sense habría sido más atinado), jugueteando de forma abiertamente molesta con las disonancias… para nada. Pero la falta de fuste, la indiferencia que producen las melodías de ‘Nope’, ‘Just Say Goodbye’ o ‘Locator’ duele. Al menos, ’Someone To Lose’, ‘Happiness’, ‘We Aren’t The World (Safety Girl)’ o las susurradas ‘Shrug and Destroy’ y ‘Quarters’ salvan los muebles porque, sin invitar a tirar cohetes, son buenas canciones bien rematadas. Tan simple como eso. En el lado positivo destaca también, y lo digo sin cinismo, la concisión del álbum, con la mayoría de canciones en torno a los 3 minutos, varias por debajo. Prolongar la vacuidad de algunos de estos temas hasta los 7 u 8 minutos habría sido, directamente, pegarse un tiro en el pie. En cualquier caso, lo peor que le puede pasar a un disco de 36 minutos es que resulte aburrido. Y este, tiende a serlo.

También destacan varias de las letras de Tweedy, que vuelve a demostrar su talento en esa parcela, a menudo ensombrecido por el trabajo instrumental del grupo. Aquí se muestra tan autobiográfico (con especial querencia hacia su juventud e infancia) como en su álbum en solitario, e invita a pensar que, quizá, podría tener más camino para crecer por esa vía, sin el peso de superar o igualar las obras capitales de Wilco. Por primera vez en mi vida, ‘Schmilco’ me ha hecho pensar que quizá lo más brillante que el grupo de Chicago podría hacer en este momento es, recordando de nuevo a R.E.M., dejarlo estar así y pasar a otra cosa. Porque las expectativas de que se instalen en la tibieza que caracteriza sus últimos discos da escalofríos.

Calificación: 6,4/10
Lo mejor: ‘Cry All Day’, ‘Normal American Kids’, ‘If I Ever Was a Child’, ‘Shrug and Destroy’
Te gustará si: te van las bandas veteranas que se instalan en la autocomplacencia.
Escúchalo: Spotify
Cómpralo: Amazon

Remate dedica su nuevo EP a su madre y a Luis Eduardo Aute

0

remateSolo unos meses después de la publicación de ‘Cabello de ángel, tocino de cielo’, el último disco de Remate, su autor tiene nuevo material que presentar al mundo. Se trata de ‘Megafonía’, un nuevo EP de cuatro canciones que edita hoy Relámpago compuestas «a partir de algunos acontecimientos personales que se suceden tras la publicación ‘Cabello de ángel, tocino de cielo'». Remate considera este EP una secuela de aquel largo. Remate ha grabado ‘Megafonía’ en el estudio ZTA con su co-productor Carlos Toronado.

La nota de prensa escribe: «se trata de un EP de cuatro canciones, un disco «a tiempo real» en el que la vida se mezcla con la obra artística y ambas se retroalimentan. Remate se apoya más que nunca en la escritora Alison Bechdel y decide sumergirse en la vertiente supuestamente artística del drama». Atención a la emotiva canción principal, ‘Megaonía’, pero también a la musicalidad atemporal de ‘Trampas japonesas de pulpo’, en el que Remate canta sobre un «pájaro rojo de plumas negras que agoniza en Hawaii, baila como Prince y canta como Boy George».

Remate dedica ‘Megafonía’ a su madre y también al cantautor Luis Eduardo Aute, en coma actualmente en el hospital Gregorio Marañón de Madrid tras sufrir un infarto hace unas semanas.

‘Megafonía’ saldrá en vinilo de 7″ en 2017.

Fira Fem se entrega a la electrónica en ‘Bromas’

0

fira femFira Fem, el dúo de Madrid compuesto por Óscar de la Fuente (voces, guitarras, sintetizadores) y Manuel Cachero (programaciones, sintetizadores, samples), edita nuevo disco este 23 de septiembre, ‘Vida nueva’, a través de Subterfuge. Es un largo que representa precisamente eso. En ‘Vida nueva’, el grupo ha abandonado las guitarras y baterías presentes en sus anteriores trabajos y se ha entregado definitivamente a la electrónica que solo parecía sugerida en su primer disco, ‘Aedificatoria’. Según la nota de prensa, ‘Vida nueva’ se desarrolla a medio camino entre la electrónica de The Field y el «vaporwave» pero con el «concepto de canción muy presente».

‘Vida nueva’ es también el disco «más personal y sincero que la formación ha publicado hasta la fecha», indica esta nota. «Por diferentes circunstancias era casi imposible que este disco naciera en otro espacio que no fuera la intimidad de una habitación, donde la labor de producción ha sido realizada y cuidada hasta el más mínimo detalle en todo momento por el propio grupo. La voz de Óscar se mantiene a lo largo de las ocho canciones, filtrándose entre una suerte de neblina acústica, se muestra lo suficiente como para hacernos entender que atrás quedaron la abstracción conceptual y las bromas a costa del rock’n’roll way of life de antaño».

El primer adelanto del álbum es ‘Bromas’, una canción de melodía pizpireta y paisajes electrónicos brumosos y ensoñadores que estrenamos en JENESAISPOP. Priman los sintetizadores en esta canción de guitarras prácticamente sugeridas y subacuáticas en el que el dúo comparte un mensaje críptico pero simple: «bromas, que no sabes lo que dije / todo lo que me diste / todo eran bromas».

Scarlett Johansson, Sébastien Tellier con Dita Von Teese, Lower Dens… luchan contra el VIH en ‘The Time is Now’

4

scarlett¿Os acordáis de cuando Scarlett Johansson cantaba? Sacó no uno sino dos discos, el primero de versiones de Tom Waits, ‘Anywhere I Lay My Head’, y el segundo de canciones inéditas inspirado en los duetos Serge Gainsbourg y Brigitte Bardot, ‘Break Up’. Hace tiempo de eso -‘Break Up’ salió en 2009- pero Johansson no ha abandonado la interpretación musical. La actriz es una de las artistas invitadas en ‘The Time is Now’, el nuevo disco de versiones de éxitos de los 80 que la organización amfAR ha recopilado para su lucha contra el sida. Scarlett versiona ‘Bizarre Love Triangle’ de New Order junto a su banda Sugar for Sugar, compuesta también por Julia Haltigan, Holly Miranda y Kendra Morris, y con la que ya interpretó el tema en directo en Brooklyn el año pasado tal y como informa MondoSonoro (¿no se llamaba The Singles e incluía a Este de Haim?). Es la canción que inspiró el nombre de Triángulo de Amor Bizarro.

Además de Johansson, aparecen en el disco Phantogram versionando a Phill Collins, DNCE versionando a Tina Turner, Chaos Chaos y Slow Magic versionando a Tom Tom Club o incluso Sébastien Tellier junto a Dita Von Teese versionando a Culture Club. No suena mal, ¿verdad? amfAR escribe que es un «gran ejemplo de nuestra larga relación con la industria de la música y nos sentimos profundamente agradecidos a los artistas que han donado su tiempo y talento para su creación». «Con apoyo continuo a la investigación del VIH, estamos seguros de que encontraremos una cura finalmente para las millones de personas que viven con VIH/sida actualmente».

‘The Time is Now’ sale el 7 de octubre. Este es su tracklist:

“Take Me Home” (Phil Collins), Performer: Phantogram
“Bizarre Love Triangle” (New Order), Performer: Sugar for Sugar
“Under The Milky Way” (The Church), Performer: Metric
“Whip It” (Devo), Performer: Brazilian Girls
“Rio” (Duran Duran), Performer: Bebel Gilberto
“What’s Love Got to Do With It” (Tina Turner), Performer: DNCE
“Billie Jean”(Michael Jackson), Performer: Aloe Blacc
“Do You Really Want to Hurt Me” (Culture Club), Performer: Dita Von Teese and Sebastien Tellier
“Maneater” (Hall & Oates), Performer: Lower Dens
“Genius of Love” (Tom Tom Club), Performer: Chaos Chaos and Slow Magic
“I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)” (Whitney Houston), Performer: Marian Hill
“Pride (In the Name of Love)” (U2), Performer: LP
“Lovesong” (The Cure), Performer: Yuna
“Dance Hall Days” (Wang Chung); Performer: Theophilus London

AlunaGeorge, «colocada» de amor en ‘Not Above Love’

3

alunageorgeEsta semana, al fin, llega el nuevo disco de AlunaGeorge. ‘I Remember’ sale el 16 de septiembre y del mismo hemos escuchado ya varios adelantos. El primero de ellos era el fresquito dancehall de ‘I’m in Control’ con Popcaan y después llegaban a las plataformas de streaming ‘I Remember’, ‘My Blood’, ‘Mean What I Mean’ y ‘Mediator’, que entre los ritmos tropicales con sabor a helado de limón de moda de unos y el R&B sofisticado y sensual de otros perfilan un disco variado y lleno de buenas canciones.

El grupo sigue desgranando el disco y ha estrenado un tema nuevo en la radio británica. Es la pista 3, ‘Not Above Love’, una composición que fusiona ritmos hip-hop con guitarras reggae y en le que destaca la sección de vientos metal, más prominentes que en ningún tema de AlunaGeorge hasta el momento. La canción, por su parte, sitúa a Aluna «colocada» de un amor tóxico. «Normalmente no tomo una sobredosis / pero tú eres un viaje que tenía que hacer», canta. «Me llevas a un lugar lejos de aquí / a otra atmósfera / estoy tan colocada que no puedo respirar / y me he estado aguantando».

Este es el listado de canciones de ‘I Remember’. Con ‘Not Above Love’ os dejamos:

‘I Remember’:

01 Full Swing (feat. Pell)
02 My Blood (feat. ZHU)
03 Not Above Love
04 Hold Your Head High
05 Mean What I Mean
06 Jealous
07 I’m In Control (feat. Popcaan)
08 I Remember
09 In My Head
10 Mediator
11 Heartbreak Horizon
12 Wanderlust

El tema de Radiohead que obsesionó a Daniel Jiménez mientras escribía ‘Cocaína’

2

copyAliciaBlancoEntre los 10 libros que recomendábamos para leer estas vacaciones estaba ‘Cocaína’, el debut de Daniel Jiménez. Enmarcado dentro de la «autoficción», el libro recoge un año en la vida de un joven de Madrid adicto a la cocaína hasta el patetismo. Dadas las citas musicales del libro -a Wilco, Radiohead y muy especialmente a Rufus Wainwright y un concierto de este en lo que termina siendo una de las cumbres narrativas del libro- hemos pasado a Daniel nuestro «Tipo Test». Foto: Alicia Blanco.

¿Tienes canción favorita de todos los tiempos? En caso negativo, ¿una canción que te haya obsesionado últimamente?
Elegir una sola canción «de todos los tiempos» me parece muy arriesgado. Eso sí, la canción que más me ha marcado en «los últimos tiempos» ha sido sin duda ‘Weird Fishes’ de Radiohead. Durante la escritura de ‘Cocaína’ la escuché cientos de veces, me ayudaba a sentir que al final del camino habría algún tipo de recompensa. La letra, o así la entendía yo, habla de las oportunidades y de la posibilidad de salir a flote después de tocar fondo.

¿Alguna canción que asocies a un recuerdo infantil?
Casi todas las canciones de Los Pekenikes me recuerdan intensamente los mejores tiempos de mi infancia.

¿Qué canción desearías haber escrito?
En alguna canción de Nacho Vegas he reconocido a posteriori un estilo literario similar al que he utilizado yo en algunos relatos. Pero si tengo que elegir, hubiera preferido escribir casi cualquier canción de The Beatles o The Doors.

«Mucha de la música indie española que copa los programas de Radio 3 me aburre soberanamente»

¿Qué canción odias con toda tu alma?
Mi odio no llega tan lejos, pero mucha de la música indie española que copa los programas de Radio 3 me aburre soberanamente.

Actuación vocal que adores.
El concierto de Rufus Wainwright que se menciona en ‘Cocaína’ fue uno de los momentos más catárticos de mi vida como espectador musical, tanto por la sinuosa voz de Rufus como por la orquestación que la acompañaba.

Momento musical exacto de una canción que adores.
Por ejemplo, cuando entra la batería en ‘Stairway to Heaven’ y la canción empieza a crecer hasta alcanzar el éxtasis.

¿Alguna canción que en algún momento te haya avergonzado que te guste o no existe tal cosa como el «guilty-pleasure»?
He de reconocer que durante una época, corta y extraña, de mi adolescencia, disfruté cantando alguna canción de Maná (sic).

¿Mejor secuencia de canciones en un disco que hayas oído?
Las cinco canciones que abren el primer disco de Arcade Fire, ‘Funeral’, me parecen de una solidez tremenda. De hecho, todo ese disco me vuelve literalmente loco. Me ocurre lo mismo con algunas secuencias de canciones de varios discos de Wilco.

¿Algún disco que te encante pero cuya secuencia te parezca un desastre?
No estoy capacitado para responder a eso. Al fin y al cabo elegir el orden de canciones responde a cuestiones precisas y particulares cuyas motivaciones están en la cabeza del artista o de la banda, y eso hay que respetarlo, aunque a veces no lo compartamos.

¿Qué necesita una canción para ser perfecta?
Imagino que escribir una canción perfecta es tan difícil como escribir un cuento perfecto, o más bien un poema, sólo que una canción además está acompañada por la melodía, que al final es la que otorga a la letra la capacidad para trascender y convertirla en única e irrepetible. Sin embargo, no soy capaz de saber por qué una canción se convierte en un clásico, más allá de por la consideración general que le otorgamos los oyentes. Los ingredientes de la poción mágica siempre son un secreto para los profanos, y es mejor que sea así.

Un remix que te haya vuelto loco/a
Prefiero hablar de versiones. Por ejemplo, la versión que hace Hot Chip de ‘Dancing in the Dark’ de Springsteen y que termina con el principio de ‘All my Friends’ de LCD Soundsystem (tema que también ha versionado magistralmente Franz Ferdinand), y que me parece insuperable (All my friends) por su intensidad, su mensaje y su progresión casi épica.

‘Mood Ring’… ¿el ‘Needed Me’ de Britney Spears?

32

britneyUno de los éxitos pop más improbables de 2016 ha sido ‘Needed Me’ de Rihanna, un hit nada obvio a primera escucha que ha terminado conquistando al público gracias a su siniestra sensualidad obra de un DJ Mustard en estado de gracia. Vuelve a ser el caso con ‘Mood Ring’ de Britney Spears, el «bonus track» japonés de ‘Glory’, que acaba de filtrarse a la red.

Efectivamente encontramos a DJ Mustard tras esta oscura producción en la que Spears canta sobre el vaivén de sus emociones y sobre las diferentes versiones de sí misma que esconde su personalidad. «Me miro en el espejo», canta. «¿A quién veo? / ¿Quién quiero ser hoy? / Si vinieras a un concierto, ¿qué papel cogería?» Por su parte, la composición es de Melanie Fontana y Jon Asher. La primera ha compuesto para artistas surcoreanos como Girl’s Generation o Tiffany Hwang y el segundo para la también surcoreana Kim Tae-yeon o para Bonnie McKee, a su vez compositora de Katy Perry o la misma Britney. Ambos comparten una composición, ‘Fool’s Gold’ de Aaron Carter. Parece que ‘Mood Ring’ es la más importante de su carrera hasta el momento.

En una entrevista a Popcrush, Fontana ha revelado que ‘Mood Ring’ era la canción favorita de Britney para el disco y que Asher y ella se sorprendieron al descubrir que había sido relegada a canción de regalo para su edición japonesa. Tanto sus compositores como DJ Mustard y seguramente Britney, sin embargo, parecen coincidir en que es un éxito en potencia. Si ‘Needed Me’ lo ha petado, ¿por qué no ‘Mood Ring’? ¿O se va a quedar en la larga lista de buenas canciones de Britney que solo han sido «bonus track»?

‘Granjero busca esposa’: Luján, por favor, VUELVE

1

granjero busca esposaUno de los formatos estrella de Cuatro, ‘Granjero Busca Esposa’, acaba de volver a nuestras pantallas. Pero lo ha hecho con una terrible decepción: Mediaset ha prescindido de lo que conformaba el 50% del atractivo del programa, Luján Argüelles. La presentadora asturiana ha sido sustituida por un Carlos Lozano reforzado gracias a la popularidad ganada tras su paso por Gran Hermano VIP.

El problema es que el cambio de liderazgo no ha sentado nada bien a la emisión. Con la despedida de Luján, ‘Granjero Busca Esposa’ también ha perdido parte de su encanto. El humor socarrón del que solía hacer gala Luján, las preguntas perfectas en el momento adecuado y el comentario punzante a los participantes eran una seña de la casa. Todo eso, lo más interesante, ha dejado paso a un tufo ‘Sálvame’ que no termina de encajar. ¡Pero si hasta han llevado un polígrafo!

Pese a todo, parece que los redactores han estado bastante finos con el casting, que es el otro 50% del atractivo del programa. Si bien muchas situaciones están forzadas a través del guion, o desvirtuadas a base de la edición, es fundamental que los participantes sean naturales frente a la cámara, y en eso estos se llevan la palma. Entre el vasco que es de esos vascos que ya no se hacen (con Rh negativo y todo, seguramente), la granjera con nombre de tonadillera, el terrateniente forrado y el cabrero hipster, los participantes pueden dar mucho juego.

Aun así, por favor, Luján, vuelve y pon orden en este dislate. Necesitamos ese comentario puntilla a cada expulsión.