Inicio Blog Página 1304

Rick Astley deja sin top 1 en Reino Unido al joven Tom Odell

6

rick-astley-50¿No era Tom Odell uno de los cantantes de moda? Pues sí, pero parece que más de moda todavía está Rick Astley. El muchacho venía de un disco platino en Reino Unido, un ‘Long Way Down’ con el que sí fue número 1, y estos días presentaba con éxito el nuevo ‘Wrong Crowd’ en MadCool. Sin embargo, no ha sido capaz de llegar al número 1 con el segundo largo, y se lo ha impedido Rick Astley, que llevaba nada menos que 29 años sin ser número 1 en Reino Unido, en concreto desde su celebradísimo ‘Whenever You Need Somebody’, el que contenía ‘Never Gonna Give You Up’ y ‘Together Forever’, entre otros.

Rick Astley, que en los últimos años se ha hecho con un perfil ácido, autocrítico, mostrando que es tan capaz de recordar la grandeza de su repertorio como de reírse de sí mismo, ha declarado: «es increíble, asombroso, hace mucho mucho MUCHO tiempo que conseguí esto por última vez. Estoy en éxtasis, no podría estar más contento». El álbum con el que celebra su 50 cumpleaños, ’50’, ha despachado 23.500 copias en una semana, por las 19.000 de Odell. Tom añade 1.000 puntos de streaming y Rick Astley ninguno significativo, pero la diferencia en Spotify y similares no ha sido decisiva.

El álbum nuevo de Rick Astley, pese a su título, no es un recopilatorio ni un disco de versiones y se compone de canciones escritas por él mismo. Os dejamos con el single, la balada ‘Keep Singing’, en la estela de Adele o Emeli Sandé.

Azealia Banks defiende a M.I.A. tras la polémica de su inclusión en un festival afroamericano

4

miaLas polémicas palabras de M.I.A. del pasado mes de abril sobre el movimiento Black Lives Matter vuelven a ser motivo de polémica. En ellas, la rapera cuestionaba el alcance de la conversación racial en Estados Unidos más allá de este movimiento y se preguntaba si un hipotético movimiento Muslim Black Matters sería asumido por la cultura popular del país como lo ha sido el afroamericano. Ahora, la rapera ha sido confirmada como cabeza de cartel en la edición londinense de AfroPunk, a celebrarse el próximo 24 de septiembre, y su inclusión ha sentado como un jarro de agua fría a mucha gente, concretamente a quienes entendieron sus palabras como racistas y no entienden qué el festival la haya programado.

Una de las voces más relevantes en posicionarse en contra de esta confirmación ha sido la revista Black Ballad, que, en su más reciente editorial, defiende que M.I.A. no debería ser cabeza de cartel de AfroPunk porque la rapera «no entiende que ser negra y musulmana no es mutuamente excluyente» y porque, en realidad, M.I.A. «no es negra». Además, cuestiona si Beyoncé sería cabeza de cartel de un festival de Bollywood si cantase sobre los problemas de las mujeres asiáticas. A continuación, la autora sugiere que Laura Mvula, Corinne Bailey Rae o Lianne La Havas hubieran sido mejores cabezas de cartel de AfroPunk que la autora de ‘Kala’.

Como siempre, M.I.A. ha acudido a Twitter para explicar su posición sobre este asunto y, en un tuit, ha defendido que «no es la primera vez que la prensa malinterpreta mis palabras». «Cuando ves drones, no piensas en el color de las personas que los conducen», ha añadido. «Ves a Estados Unidos». «Acusarme de racismo no es mejor que ser acusada de terrorismo, sin embargo, la cifra de personas que son asesinadas por las guerras de Estados Unidos continúa [en crecimiento] cuando lo que hago yo es defender a gente de todo el mundo. Es difícil decir que una persona sea más importante que otra. La igualdad es clave».

A continuación, la rapera reflexiona sobre esta situación hablando de su propia experiencia. «¿Por qué no nos ponemos a mirar cuántos ex empleados del ejército, después de matar por otras partes, regresan a sus casas y empiezan a trabajar en el cuerpo de policía? ¡El barrio es pobre! No seas agresivo porque el sistema penitenciario es un negocio y necesita a gente para subsistir. En 2009 vine a Estados Unidos y me consolidé como estrella del pop para poder decirle a la gente que 400.000 personas iban a morir. ¡No ocurrió nada! Os puedo decir qué funciona y qué no. He vivido una revolución que terminó en sangría. Éramos el 20% de la población y ahora somos el 6%. El apoyo internacional es fundamental y, para eso, necesitas aceptar a la gente y no aislarte o segregarte. Mi existencia misma habla desde la experiencia. Cuando internet cambió de manos hablé sobre ello en mi disco de 2010. Me llamaron paranoica. Pero si salir del festival salva la causa, eso es lo que haré».

Entre las celebridades que han defendido las palabras de M.I.A. están SOPHIE, que ha retuiteado y contestado a varios de sus tuits, o Azealia Banks, que ha emitido una carta en Instagram en la que ha escrito que, al ser de Sri Lanka, M.I.A. sí es negra y que la prensa liberal no ha entendido sus palabras. «Olvidáis que ser negro no es algo que compartamos como etnia sino como una LUCHA GLOBAL. Todo y todos en el lado opuesto del mundo ario/cristiano/sionista ha sido etiquetado como NEGRO y lo ha sido DE POR VIDA. Esto incluye a africanos, indios, afroamericanos, árabes, musulmanes, gente del sudeste asiático, aborígenes… M.I.A. está intentando explicaros esta idea tan compleja con ejemplos de acontecimientos actuales pero la PRENSA LIBERAL tiene su polla tan bien metida dentro de vuestras conformistas gargantas que ni siquiera podéis entender lo que está diciendo. M.I.A. OS ESTÁ DICIENDO QUE SU GENTE ESTÁ SUFRIENDO IGUAL QUE LA NUESTRA».

Top 17-6-2016

1

nickjonas-lastyear¿Qué canción quieres que sea top 1 en JNSP?
Nick Jonas ft Tove Lo / Close (27%, 73 Votos)
Two Door Cinema Club / Are We Ready? (Wreck) (16%, 45 Votos)
Flume ft Kai / Never Be Like You (14%, 39 Votos)
Kanye West, Gucci Mane… / Champions (7%, 18 Votos)
Disclosure / Boss (6%, 17 Votos)
Kaytranada / Glowed Up (6%, 17 Votos)
MNEK / At Night (I Think About You) (5%, 15 Votos)
El Perro del Mar / Breadandbutter (4%, 12 Votos)
Usher / Crash (4%, 12 Votos)
Alex Casanova / Soltero (4%, 10 Votos)
beGun / Yoko (3%, 8 Votos)
Bravo Fisher ft Niccó / Despídeme (3%, 7 Votos)
Votos totales: 273

1(RE) Nick Jonas ft Tove Lo / Close 2 semanas
2(-) Two Door Cinema Club / Are We Ready? (Wreck) 1 semana
3(RE) Flume ft Kai / Never Be Like You 2 semanas
4(-) Kanye West, Gucci Mane… / Champions 1 semana
5(-) Disclosure / Boss 1 semana
6(1) Garbage / Even Though Our Love Is Doomed 3 semanas
7(-) Kaytranada / Glowed Up 1 semana
8(RE) MNEK / At Night (I Think About You) 2 semanas
9(RE) El Perro del Mar / Breadandbutter 2 semanas
10(-) Usher / Crash 1 semana
11(-) Alex Casanova / Soltero 1 semana
12(-) beGun / Yoko 1 semana
13(-) Bravo Fisher ft Niccó / Despídeme 1 semana
14(2) Melanie Martinez / Alphabet Boy 2 semanas
15(-) Arab Strap / The First Big Weekend of 2016 1 semana
16(3) Justin Bieber / Company 2 semanas
17(4) Little Boots / Staring at the Sun 2 semanas
18(-) Yuna / Crush ft Usher 1 semana
19(-) Los Voluble + Niño de Elche / Un veneno 1 semana
20(-) Cate Le Bon / Crab Day 1 semana
21(5) Teenage Fanclub / I’m In Love 2 semanas
22(-) Gracias Miami ft El Guincho / Champagne y cerezas 1 semana
23(-) The Wytches / Digsaw 1 semana
24(6) Ariana Grande / Into You 5 semanas
25(7) Sleigh Bells / Rule Number 1 2 semanas
26(-) Fear of Men / Sane 1 semana
27(-) Preoccupations / Anxiety 1 semana
28(-) The Avalanches / Colour 1 semana
29(8) The Stone Roses / Beautiful Thing 2 semanas
30(-) Kaiser Chiefs / Parachute 1 semana
31(9) Beck / Wow 3 semanas
32(-) Franco / El sueño español 1 semana
33(10) Shura / What’s It Gonna Be? 4 semanas
34(-) Metropol / Flux in a Box 1 semana
35(-) Nelly Furtado / Feel So Close 1 semana
36(11) Carlos Vives ft Shakira / La bicicleta 3 semanas
37(13) Belize / L’Hiver (Qui sera) 2 semanas
38(-) Kylie / This Wheel’s On Fire 1 semana
39(-) Leticia Sabater / La salchipapa 1 semana
40(-) Four Lions / We Are England 1 semana

Muere el actor Anton Yelchin

14

anton yelchinTerribles noticias desde Hollywood. El actor Anton Yelchin, a quien veíamos recientemente en las últimas películas de ‘Star Trek’, además de en ‘Alpha Dog’ y ‘Terminator Salvation’, ha muerto durante la mañana de este domingo en las inmediaciones de su casa en San Fernando Valley, California, tal y como ha confirmado TMZ y la publicista del actor. Tenía solo 27 años.

Las circunstancias de su muerte no están claras. La policía ha encontrado el cuerpo de Yelchin esta mañana atrapado entre su coche en marcha, situado en una pendiente, y un buzón de ladrillo adjunto a una valla de seguridad. Sin embargo, se desconoce por qué motivo Yelchin se apeó de su automóvil. Sus amigos, que habían de reunirse con él para un ensayo a las 13 horas, llamaron a la policía en cuanto sospecharon que algo podía haberle sucedido al actor. La policía ha descartado que se trate de un asesinato.

Nacido en Leningrado en 1989, Yelchin apareció en varias películas independientes, entre ellas ‘Como locos’, antes y después de su papel en ‘Star Trek’, donde interpretó a Chekov en la película número 11 de la saga, estrenada en 2009, así como en su continuación de 2013, ‘Star Trek: En la oscuridad‘. También aparecerá, ya póstumamente, en ‘Star Trek: Más allá’, cuyo estreno se prevé para el 22 de julio.

En 2013, Yelchin apareció en un corto de Broken Bells en promoción de su último disco, ‘After the Disco’, así como en su continuación, el vídeo de ‘Holding On for Life’.

New Order y la triada de raster.noton ganan la última jornada de Sónar

9

mypictr_380x225Badbadnotgood, dirigidos por su batería, maestro de ceremonias con camiseta futbolera, nos trajeron en las primeras horas de la tarde del sábado una actuación de puro jazz. En la mayoría de las canciones su saxofonista competía también por llevar la voz cantante. No faltaron los solos del bajista ni la entrega de un público que tuvo que lidiar con amagos de lluvia. También a primera hora, excelente fue la sesión de música disco de Sassy J, que a media tarde desde SónarDôme nos trasladó a la época dorada para este género, los años 70. La promotora y dj suiza no escatimó en sonidos de máquinas electrónicas ni efectos en torno a la música que nos descubrió hace décadas Larry Levan. La sala disfrutó de lo lindo de sus grooves a cascoporro. Con respecto a otros años, hay que destacar de la programación de este espacio: cada vez que nos hemos pasado ha sido un placer, como el viernes Underground Resistance presents Timeline, de 10. Sr John.

mypictr_655x434

El sello raster.noton cumple este año dos décadas de existencia y celebró su aniversario con tres conciertos programados en SónarComplex. El primero fue el de Alva Noto, que desplegó su extremo tecno minimalista en un show contundente y capaz de haber hundido el edificio en el que se dejó acompañar por dos pantallas verticales que emitían espectros de sonido y unos colores tan extremos que más de uno y una hubo de colocarse gafas de sol para no caer desmayados. Todo ritmo duro a escala de auditorio el concierto de Carsten Nicolai, sin concesiones ambientales como las presentes en su trilogía ‘Xerrox’, que, por cierto, se vendía en los estantes de merchandising. JB.

Si nos lees con frecuencia sabrás lo que nos gusta el minimalismo, la introspección, la oscuridad a rabiar…. Y en parte eso fue lo que tuvimos con Howling, que aunaron la ralentización de Caribou, el sincretismo de Bob Moses o el sonido expansivo de Radiohead. En otras palabras, la receta perfecta para calmar la fiera que los asistentes de Sónar llevamos dentro. Su cantante no paró de decirnos, entre canción y canción, que éramos «beautiful people» y era imposible no pensar en la canción del mismo título de Marilyn Manson… Sr John.

El espectáculo audiovisual de Cyclo tampoco dio tregua. De hecho, fue de lo mejor visto en Sónar con diferencia. El dúo, compuesto por Ryoji Ikeda y el mismo Carsten Nicolai, presentó su disco conjunto, ‘ID’, en un concierto absolutamente brutal en el que la precisión arquitectónica de los potentes ritmos de Nicolai y las exploraciones de la electrónica del error de Ikeda formaron una suma excitante de principio a fin. Maquinote y delicado puntillismo todo en uno en el que los silencios, como caracteriza el sonido raster.noton, son un elemento esencial de la densidad sonora construida por sus genios, algo que el público pudo percibir claramente en directo. JB.

mypictr_655x433

Solapó con Cyclo el concierto de Nozinja en SónarVillage. Qué tremendidad. Tan solo pude ver un par de temas pero estos fueron suficientes para descubrir la energía, la alegría, la vivacidad que desprenden en directo las producciones de shangaan-electro de Richard Mthetwa, que salió al escenario con su habitual plumaje de colores e hizo bailar y saltar al personal con gran maestría combinando electrónica de baile con los infecciosos ritmos de su Sudáfrica natal. Se acompañó de una bailarina y un bailarín, a los que veis en la foto, que eran totales y se mostraron todo el rato sonrientes y entregadísimos. Una pena perderme la totalidad del show porque pinta que fue este el concierto que paró la lluvia en Sónar. JB.

No entendimos la primera mitad de Oneohtrix Point Never. Fue excesivamente ruidosa, incluso metalera por las distorsiones del guitarrista y la profundidad de bajos, muy en la onda de Autechre, la violencia de Aphex Twin, lo inquietante de Ben Frost, e incluso mi debilidad Squarepusher. La segunda parte fue más cercana al material que lleva publicado por ahora, a pesar de mantener el mismo troquel de explosiones. El público que quedó agradeció y mucho ese viraje a una senda más personal. Sr John.

Byetone dio por terminada la celebración de raster.noton con el show más bailable de los tres habidos en SónarComplex. En concordancia con esto, la puesta en escena de su espectáculo, formada por seis luces de colores verticales y otros juegos de iluminación, además de humo ambiental, fue asimismo la más llamativa y atmosférica. Sin embargo, esta puesta en escena se la jugó a Olaf Bender en varias ocasiones y cuando no iban las luces no iban las proyecciones, lo que terminó diluyendo ligeramente el impacto de su show. En lo musical, eso sí, las implacables producciones de Bender impresionaron como de costumbre. JB.

La alternativa a New Order de anoche fue el concierto de Mura Masa, que fue de lo más entretenido. Temazos no le faltan al productor inglés, de nombre real Alex Crossan, que desplegó sus vivaces y refrescantes producciones, entre el pop, el house y el R&B, acompañado de la vocalista Bonzai, carismática y entregada en todo momento a la energía del momento. Entre los temas que sonaron anoche, una ‘What If I Go?’ irresistible, ‘Terrible Love’ y, por supuesto, la gran ‘Firefly’, que ya se sabe todo el mundo. No cupo duda, en definitiva, de que nos encontramos ante una futura estrella. Si ya hasta Ariana Grande les copia el sonido… JB

Un gustazo ver una grada repleta y comprobar que no sólo en las primeras filas la gente corea las canciones de Skepta. El público (53% internacional) sabe a lo que viene y el británico no da tregua desde el minuto uno. Acompañado en numerosas ocasiones de más voces, dejó claro que venía crecido de su paso por el festival el año pasado y con motivo. Si minutos antes Kaytranada, en ese mismo escenario, nos había conquistado con ese beat ralentizado constante, Skepta lo hacía por todo lo contrario: ese rapear a la velocidad del rayo, como si la respiración no fuera una cosa necesaria en esta vida. Se despidió bien arriba con ‘Man’. Sr John.

Vale la pena destacar la sesión del mencionado Kaytranada en SonarPub. Acompañado por una proyección animada de la portada de su disco, ‘99.9%’, el productor pinchó una variedad de temazos disco, funk y R&B que, lejos de la contundencia árida del house y tecno oído en actuaciones anteriores de otros artistas, no le hizo ascos a cierto elemento de sofisticación y melodía. Entre los grandes temas pinchados, sus remezclas de ‘Kaleidscope Love’ de AlunaGeorge y ‘Kiss It Better’ de Rihanna, aunque mi canción favorita, sin lugar a dudas, fue ‘Lite Weight’ de Anderson .Paak, una maravilla infravalorada. «There’s no reason to be afraid!» JB

A la de Louis Kevin Celestin precedió otra gran sesión, la de Alizzz, todavía más colorida si cabe debido al propio sonido del barcelonés, que pasa por filtro flúor una variedad de influencias como el house, el hip-hop, el electro y el R&B de los ochenta, lo que se traduce en un set explosivo a la par que alegre. Nada que ver, desde luego, con el concierto del rapero Stormzy, que escupió sus abrasivos versos anoche sobre algunos de los más sugerentes ritmos grime oídos en el festival. Puro «fuego», no en el estudio aquí, sino encima del escenario.

Los ratos que hemos pasado en «las 7 horas de Laurent Garnier» han sido geniales, tomando bases de canciones que tienes en la punta de la lengua y resultando la mejor opción para estrenar el nuevo espacio de SónarCar sin desmerecer la sesión del día anterior de Four Tet. Con 25 minutos de retraso y la consiguiente pitada, Boys Noize sacó su mesa de trabajo para un espectáculo que solo se podrá ver este verano en ocasiones puntuales. Dos torres de luces blancas, sirenas rojas y humo blanco a tutiplén conformaban una escenografía industrial que sería la delicia de Chimo Bayo, usando además bases de ‘Los niños en el parque’ de ‘Liaisons Dangereuses’ de Kraftwerk o de su reciente disco editado. Buen aforo a pesar de coincidir con Fatboy Slim. Sr John.

mypictr_655x433 (1)

Undo, del que recomendamos su disco ‘Motas de polvo‘ hace ya algún tiempo, dio una gran sesión minutos antes de New Order. Su mimo a la hora de seleccionar canciones de Depeche Mode o Tracey Thorn, que mezcló de manera impecable, dejaba claro que estaba encantado de ser la antesala de la banda de Manchester y el público lo agradeció. En cuanto a New Order, hay que reconocer que no tienen un historial de directos apabullante: su anterior paso por el festival en 2012 nos dejó un tanto fríos. Sin embargo, ahora acudían para presentar ‘Music Complete’, su mejor álbum desde ‘Technique’ y ese era el mejor de los alicientes para aparcar tonterías.

Muchos años han pasado desde aquel 1989 pero, pese a los lapsos entre disco y disco, el público nunca les ha fallado, los festivales los han programado con frecuencia y ellos han seguido viviendo de las rentas de los 80 en modo piloto automático. El primer trallazo confirmaba nuestras buenas expectativas: ‘Singularity’, con su bajo atronador, haciendo gala del más clásico de los sonidos de la banda. Hacia la mitad llegaría ‘Tutti Frutti’ junto a ‘Bizarre Love Triangle’, todo bien. Quizá la voz de Bernard Sumner un poco corta y parte el sonido en plan batiburrillo, pero sin motivo para la alarma: solo sucedía a ratos.

Todo parecía haber cambiado y disipado nuestros fantasmas del pasado… hasta que llegamos a los bises con ‘Blue Monday’ y ‘Love Will Tear Us Apart’ cerrando con visuales de Ian Curtis y «Joy Division Forever» cuando hasta ese mismo momento las proyecciones habían sido fantásticas al dejar atrás la sobada estética de VHS de otras giras. ¿Era necesario recurrir a dos temas tan trillados, especialmente el último que era cantado por Ian, sin el bajo de Peter Hook? Si Prince desterró por un tiempo de su repertorio ‘Purple Rain’, Radiohead lo han hecho durante años con ‘Creep’, Fangoria ha desechado tantas veces sus éxitos más gloriosos… ¿por qué no dejar de recurrir a lo fácil? ¿Es necesario oír cantar ‘Love Will Tear Us Apart’ como si estuviéramos en el fútbol? ¿Ni siquiera se puede hacer una versión distinta? Sr John.

Fotos New Order y Alva Noto: Ariel Martini
Foto Nozinja: Bianca de Vilar

Neil Young e Iseo aportan el «cool» definitivo al nuevo festival madrileño

10

neil-young

35.473 personas acudieron este sábado a la última jornada de MadCool, sumando un total de casi 103.000 asistencias a la primera edición del festival madrileño, que ya indica que «muy pronto» habrá noticias sobre la segunda edición, en la que ya «trabajan». El ambiente festivalero se adueñó al fin del recinto, propiciando que finalmente se hablara de algo más que de las colas en las barras: ¿dio Neil Young el concierto de nuestras vidas o se excedió en duración y terminó siendo un rollo?

Bajo un sol de justicia, London Souls salieron al escenario Matusalem con ganas de aporrear sus guitarras. El calor era palpable (aunque luego, por la noche, las temperaturas descenderían en picado) y el público que se congregaba frente al escenario era más bien escaso. Los neoyorquinos, sin embargo, no parecían en absoluto amedrentados por ninguno de los dos hechos, y dieron una buena lección de cómo inaugurar el último día de un festival derrochando kilos de actitud y ruido sobre el escenario. Lolo Rodríguez.

Más apagados estuvieron Wild Beasts, quizá por quedar relegados a primera hora dentro de un pabellón que, sin embargo, parecía el lugar oportuno para dar rienda suelta a su electrónica oscura, dramática y melancólica. Con un cartel de fondo que bien podría haber aparecido en cualquiera de las partes de ‘Regreso al Futuro’, los ingleses fueron revisando sus cuatro álbumes de estudio, al tiempo que intercalaban temas del que será su quinto trabajo, ‘Boy King’ y que verá la luz dentro de muy poquito: el próximo 5 de agosto. Lolo Rodríguez.

¿La banda en la guitarra de Zachary Cole Smith fue un homenaje a las víctimas de Orlando o simplemente quería dejarnos claro que él es un hippie de tomo y lomo? Desafortunadamente nunca lo averiguaremos, pero al menos sí podemos afirmar una cosa: el grunge vuelve, señores. La chiquillería presente en las primeras filas del concierto de DIIV, al menos, parece sostener esta tesis: cientos de snapchats volaban de dispositivo en dispositivo, mientras los neoyorquinos derrochaban mucha actitud (y cero simpatía, cosas del shoegaze) sobre el escenario. El gran protagonista fue su trabajo de este mismo año, ‘Is the Is Are’; aunque si Smith sigue produciendo canciones a la misma velocidad (aseguró haber compuesto unas 150 entre su primer y su segundo disco); es probable que dentro de poco tengamos un nuevo álbum de su parte. Lolo Rodríguez.

mercado-disenyoSi el Escenario 5 parecía escondido, ¿qué decir del Escenario 6, patrocinado por Mondosonoro? Por suerte alguien se encargó, durante la mañana del viernes, de plantar en mitad del puente que unía La Caja Mágica con los escenarios al aire libre un cartel gigantesco casero más punk que el punk que rezaba bien grande, casi a voces, «MERCADO DE DISEÑO», junto a una flecha que te mandaba escaleras abajo. No habría venido nada mal algo similar para señalizar escenarios. Al lado de los puestos, estaba situado este espacio en el que la sensación de estar viendo algo oculto y medio secreto, casi prohibido, creaba un ambiente mágico. De él se benefició una Iseo muy avispada, quizá algo sobreexcitada, que no obstante dio un gran concierto que ninguno de los asistentes olvidará. Incluso hasta ha sido un show fundamental en su vida. La navarra, todo simpatía, actuaba acompañada por tres chicos aunque la protagonista era ella: su bonita voz, su habilidad para autosamplearse aparentemente sin esfuerzo ni nervios de directo, su naturalidad («esta canción está en francés, pero si hay franceses que no me lo digan hasta el final que idiomas sé pero no mucho») y por supuesto sus bonitas canciones. ‘The Truce’ o ‘Last Night’, junto a la versión de Chris Isaak que le «encantaría que fuera suya» (‘Wicked Games’) hicieron bailar a un centenar de personas -no cabían muchas más- y dibujaron una sonrisa en la cara de los asistentes. ¿Esta persona ha firmado con una multi ya, verdad? Sebas E. Alonso.

Hasta el último momento estuvimos sufriendo (en silencio, por aquello de no alarmar al personal) por el concierto de John Grant. Teníamos programada una entrevista con él a primera hora, pero fue cancelada in extremis por indisposición del cantante. Nos temíamos lo peor, y sin embargo Grant se recompuso y se subió al escenario hablando un fluidísimo español. Aunque el concierto empezó flojo (tampoco ayuda que el Stage 5 sea uno de los menos potentes y que peor suena), la pista terminó llenándose según Grant se animaba y se ponía cada vez más bailongo. ‘Pale Green Ghosts’ o ‘You & Him’ fueron dos de las más divertidas, con un John Grant dando golpes de cadera a diestro y siniestro. Un piano que no funcionaba y un par de técnicos de sonido desesperados después, Grant entonaba casi a capella una emotivísima ‘Queen Of Denmark’, para poco después despedirse y cabrear al respetable al no cantar ‘GMF’ y ni tan siquiera ‘Glacier’, que la esperábamos todos tras la masacre de Orlando (a la que, sorprendentemente, creemos que no hizo referencia -aunque igual nos lo perdimos-). El público berreó, silbó y pidió otra canción en uno de los bises más demandados en un festival que este servidor ha visto en su vida… pero Grant, implacable, no volvió a hacer acto de presencia. Lolo Rodríguez.

Fue un señor de 70 años el que decididamente salvó el «cool» del nombre del festival, el que restó hierro a todos los problemas de organización vividos durante los tres días de celebración y el drama pesadillesco de los previos sobre el posible hundimiento del estanque. Neil Young subió al escenario con discreción para interpretar las cuatro primeras canciones de su set en solitario. Durante la primera, la maravillosa ‘After the Gold Rush’, un pájaro sobrevoló el escenario mientras una suave brisa sacudía el rostro del respetable. La segunda era nada menos que ‘Heart of Gold’ y el montaje de cámaras mostraba a una chica llorando en primera fila. La magia se había creado. ¿Alguien ha resistido la tentación de volver a escucharla esta mañana?

Después de ‘The Needle and The Damage Done’ y ‘Mother Earth’ subía al fin el grupo Promise of the Real, destacando ese joven batería que las cuatro pantallas mostraban justo a la espalda de Neil Young y que, tarareando las letras, parecía la persona más feliz del mundo. El concierto continuó con fluidez con temas como ‘From Hank to Hendrix’, el atemporal ‘Someday’, el reconocible ‘Alabama’, el vigente «Words», con un Neil Young poco comunicativo con el público incluso cuando tropezó y casi se cae… y su única preocupación fue comprobar que la guitarra con la que se había enganchado el pie estaba bien (y mira que se la veía cascada).

Su forma de comunicación fueron las canciones y a partir de ‘Down by the River’ optó por un repertorio más enrevesado, de desarrollos densos y largos que dividió. Hubo abandonos y críticas por extender el setlist más allá de las dos horas en un festival (la cita a The Cure era pertinente, hay que ser muy fan para estar sin beber ni mear 3 horas contando la espera previa), pero era impagable observar la cara de satisfacción de miles de asistentes que grababan en notas de voz o llamaban a sus amigos durante los momentos más obtusos de ‘Like a Hurricane’, y celebraban la actual y final -antes del bis- ‘Rockin’ in the Free World’. «Cool» no sólo es molar sino también estar «tranquilo» y durante horas Neil Young consiguió que lo estuviéramos, olvidándonos de todas las tragedias de primer mundo vividas durante las últimas 48 horas. Sebas E. Alonso.

Hay un momento determinado en cualquier festival en el que el country deja de ser una opción, especialmente si es después de casi tres horazas de concierto y con pocas alternativas a la vista. Los que no se veían disfrutando de Neil Young pudieron resarcirse luego en el enorme show que montó Flume en el espacio de La Caja Mágica. ¡Por fin nuestras plegarias fueron atendidas! El australiano llenó el espacio con la gorra, y el escenario estaba atestado desde la pista hasta los anfiteatros superiores. El veinteañero fue capaz de mantener, trallazo a trallazo, al público en pie, bailando y coreando las canciones de ‘Skin’, su segundo trabajo. Una experiencia inolvidable acompañada de unas proyecciones súper molonas en forma de cubo, pero en la que echamos de menos un espacio más grande: es el típico concierto que, a pie de pista, mejora infinitos enteros. Lolo Rodríguez.

Aunque no me quito de la cabeza la idea de que Two Door Cinema Club tocan todo el rato la misma canción (cuando pienso que han tocado mi canción favorita resulta que no era ‘I Can Talk’ sino ‘What You Know’; no, no son la misma), la verdad es que el grupillo irlandés sí está en condiciones de ejercer de cabeza de cartel o casi. Llegaron por la puerta de atrás y parecían carne de festival menor tipo Arenal Sound, cuyo cartel tiende a nutrirse de grupos de moda hace años, como Crystal Castles, Kaiser Chiefs, Miami Horror o The Hives, pero su sonido es excelente, el montaje con paneles de luces sencillo pero resultón, su andrógino líder Alex Trimble -con melena a medio camino entre Robert Smith y Scully- tiene carisma y una voz bonita, y su repertorio está bien dispuesto. Presentan nuevo disco y es buena señal que el single ‘Are We Ready?’ no base su gancho en otro punteíto de guitarrita. Las voces infantiles del mismo sonaron evidentemente grabadas pero a nadie le importó a las 2 de la madrugada. Sebas E. Alonso.

Otro grupo que parecía que no, pero va a ser que sí es Capital Cities. Desde aquel Dcode en que todo el mundo se volvió loco con el riff de ‘Safe & Sound’ y la versión de ‘Holiday’, son uno de los grupos favoritos de la muchachada y resultaron perfectos como cierre de festival, hasta las 3.30 de la mañana. Ryan Merchant, un fucker a lo Adam Levine, y el carismático Sebu Simonian compiten por el liderazgo a las voces sin herirse mutuamente, y resultan tan simpáticos que parecen sacados de una sitcom random de Netflix. La trompeta en directo enriquece un repertorio nutrido de funky, electro, tontadas desde su título como ‘I Sold My Bed, But Not My Stereo’ y versiones -de ‘Stayin’ Alive’ a ‘Nothing Compares 2U’ -en plan bailable, dedicada a Prince-. El show termina como imagináis, con ‘Safe & Sound’, la recuperación del primer macrohit de Madonna, que ya no es de las canciones más celebradas de su repertorio, y de nuevo sonidos de ‘Safe & Sound’. No me lo esperaba, pero repetiría. Sebas E. Alonso.

Foto oficial Mad Cool.

Justin Bieber también hubiera sido un ídolo en 1985

34

justin-bieber-1985-01-960x640¿Cuántas veces hemos oído y leído eso de «ya no se hace música como la de antes»? La verdad es que hay que tener valor, especialmente cuando el pop vive un reciclaje y revisionismo infinito, especialmente cuando hablamos de la década de los 80. Precisamente, hoy podemos aseverar que Justin Bieber podría haber sido un ídolo de masas en 1985 exactamente igual que lo es hoy. Y lo sabemos porque tenemos pruebas irrefutables. El productor canadiense Tronicbox, que se revela como una auténtico experto en mimetizar las producciones y sonidos del pop de la década de los cardados y las hombreras, ha realizado unas mutaciones mágicas sobre los actuales éxitos de su joven compatriota ‘What Do You Mean?’ y ‘Love Yourself’. Y, oye, ¡que dan el pego que ni te lo crees! Con el clásico sonido de sintes de la época, los bajos funk y, los solos de guitarra y bien de saxo a lo Kenny G, son perfectamente aptas para el universo de John Hughes. Tronicbox ha cuidado todo al máximo detalle, incluyendo los vídeos imitando el «grano» del VHS y las fotos customizadas con la estética de la época.

El Internet es maravilloso, ¿verdad? Tronicbox ha perpetrado otras transformaciones similares sobre ‘Never Forget You‘ de Zara Larsson y MNEK (que aquí parecen un combo de hard-rock), ‘One Last Time‘ de Ariana Grande o ‘Sugar‘ de Maroon 5, con Adam Levine hecho un Rick Astley. Un genio al que no hay que perder de vista, este Tronicbox.

El modelo de calzoncillos también ha sido noticia esta semana por dos circunstancias bien distintas sucedidas durante su actual gira norteamericana. Hace unas horas, se caía a uno de los fosos del escenario que se utilizan para la escenografía de los bailarines y del propio Justin. Resulta algo sospechosa la forma de caerse, porque va caminando con la cabeza baja y es difícil de creer que no viera el hueco ni supiera que estaba ahí. Sin embargo, en algunos ángulos del trompazo parece que podría haberse más daño del que parece. En el siguiente vídeo puedes deleitarte viendo el leñazo unas 20 veces seguidas, sin exagerar. Nuestra parte favorita es la grabada por un hombre que dice «¡necesita comer algo!».

En las antípodas de esto, hace pocos días Bieber se mostró enormemente afectado por la muerte de la cantante Christie Grimmie del pasado fin de semana. En un vídeo, podemos verle romper a llorar mientras interpreta ‘Purpose’ y canta «Grimmie, can you hear me?». Podría parecer pose, pero se da la circunstancia de que el cantante canadiense conocía a la joven asesinada bastante bien, ya que en 2011, cuando esta tenía tan solo 16 años, estuvo ejerciendo de telonera en una gira de Selena Gómez que, por entonces, era novia de Bieber.

‘Expediente Warren: El caso Enfield’: mucho mejor que la primera

14

ConjuringEl estreno hace tres años de ‘Expediente Warren: The Conjuring‘ generó un entusiasmo entre los aficionados al género de terror que a mí me pareció tan inexplicable, tan paranormal, como los sucesos de Amityville y las caras de Bélmez juntos. La película estaba rodada con la habitual eficacia y elegancia neoclásica de James Wan, pero lo que contaba se había contado tantas veces y de la misma manera que todo resultaba extremadamente rutinario y repetitivo. Como un Pasaje del Terror al que has entrado demasiadas veces y ya sabes por dónde te van a venir los sustos.

Con la secuela me temía lo peor. Un nuevo caso, basado en el famoso «poltergeist de Enfield» (que también ha servido de inspiración para la reciente serie ‘The Enfield Haunting’), pero con idéntico planteamiento narrativo. Solo había un motivo para la esperanza: la dirigía el propio Wan. El creador de sagas como ‘Saw’ o ‘Insidious’ ya ha demostrado que cuando no le interesa seguir exprimiendo una idea (porque ya hay poco que extraer de ella, solo hay que ver ‘Insidious 3‘), deja que otros lo hagan y se limita a hacer caja como productor (no ha dirigido ni una de las seis secuelas de ‘Saw’).

Pues bien, contra todo pronóstico, ‘Expediente Warren: El caso Enfield’ es lo que debería ser toda secuela: una película que amplía las fortalezas del original, reduce sus debilidades y aporta novedades. ¿Cuáles eran las virtudes del original? Su estilo. El director sigue demostrando su habilidad y virtuosismo en la puesta escena con secuencias tan logradas como la del cuadro de la monja o soluciones visuales tan eficaces como la borrosa visión subjetiva del final. Dos ejemplos de cómo crear tensión y dar buenos sustos de forma elegante y contundente.

En cuanto a las debilidades, esta segunda parte está muchísimo mejor contada que la primera. El guión está más elaborado y la historia resulta más estimulante. Hay dos tramas que se solapan y convergen de forma ingeniosa, se juega con la ambigüedad del caso alimentando la incertidumbre del espectador, vemos soluciones narrativas que hacen avanzar la acción de manera muy eficaz (la escritura automática, los mensajes fragmentarios pero complementarios), nos sorprenden con piruetas dramáticas a propósito de la identidad del espíritu… Toda una serie de recursos, sencillos pero imaginativos, que se echaban en falta en la primera.

Y, por último, las novedades. Hay fundamentalmente cuatro. Dos buenas y dos malas. La mejor: la inclusión del humor. Son apenas unos cuantos destellos pero se agradecen en este tipo de películas. Ponerse muy serio con una propuesta así, que nunca va a trascender el mero festín de terror palomitero (nada que ver con la reciente ‘La bruja‘), resulta bastante ridículo. Luego está la feliz inclusión de un buen número de canciones: ‘Bus Stop’ (The Hollies), ‘Bored Teenagers’ (The Adverts), ‘London Calling’ (The Clash)… que sirven como signo de puntación, creación de ambientes, detalle siniestro (la canción tradicional ‘This Old Man’) y guiño cómplice (‘Don’t Give Up On Us’, de David Soul, de quien era fan la niña «poseída» real).

¿Las malas? El infructuoso intento de dotar de romanticismo la relación entre los dos investigadores a base de miraditas y cancioncitas, y la duración de la película: 133 minutos. Otro error, junto a la falta de humor, muy frecuente en el terror moderno de multisala. Dos horazas de susto tras susto no las aguantan ni los Warren españoles: Iker Jiménez y Carmen Porter. 7.

Atacada una tienda en Estambul en la que se celebraba la publicación del álbum de Radiohead

6

Fea noticia desde Estambul. Como habíamos contado, este viernes 17 de junio se celebraba la aparición de la edición física de ‘A Moon Shaped Pool’, el nuevo y exitoso disco de los británicos Radiohead. El grupo había acordado el envío prioritario de copias y el auspicio oficial de escuchas exclusivas en pequeñas tiendas de discos de todo el mundo, evitando incluir multinacionales y apostando por el pequeño comercio local. Era el caso de una tienda de la ciudad de Estambul, Velvet Indieground Records. Durante el evento, en el que el álbum del grupo de Oxford sonaba en el estéreo y unos cuantos jóvenes departían en el minúsculo local tranquilamente, una veintena de hombres irrumpían en el evento, entraban en la tienda agrediendo a los asistentes y empujándolos al exterior, tirando muebles e, incluso, abofeteando a algunos, como puede verse en este desagradable vídeo grabado desde el interior del local. Llegaron a amenazar con prender fuego al local, incluso.

Según ha extraído Pitchfork consultando a fuentes locales, esta agresión fue provocada porque algunos de los presentes en el evento estaban consumiendo alcohol (en el vídeo podemos ver a un joven junto a una botella de cerveza, en primer plano) cuando la cultura musulmana celebra este mes el Ramadán. Recordemos que Turquía, es una democracia parlamentaria y la constitución dispone que es un Estado laico, aunque el partido del Gobierno AKP es demócrata-islamista. Afortunadamente, parece que de las agresiones acaecidas en la vía pública (en el vídeo se ve cómo los responsables del local acaban optando por apagar las luces y cerrarlo) no cabe lamentar consecuencias graves, si bien parece que un joven hubo de ser atendido por un golpe en la cabeza con una botella de vidrio.

Radiohead, por su parte, no han permanecido ajenos a este hecho, y emitieron un rápido comunicado al respecto, a través de su publicista:

«Nuestros corazones están con aquellos atacados esta noche en Velvet Indieground, en Estambul. Esperamos que algún día podamos mirar atrás a actos de tal intolerable violencia como algo de un pasado ancestral. Por ahora, sólo podemos ofrecer a nuestros fans en Estambul nuestro amor y apoyo».

Die Antwoord, Caribou, Kiwanuka y León Benavente resucitan tímidamente MadCool

3

dieantwoordMadCool no resolvió todos sus problemas logísticos del jueves y de nuevo se vivió el caos en las barras hacia las doce de la noche en una segunda jornada que reunió a menos público (32.896 personas frente a las más de 34.000 del día anterior). Además de mantenerse las largas colas cuando había quedado claro que el personal de camareros era insuficiente e ineficiente, en la barra frente a la zona de comida no quedaba cerveza ni Pepsi y en otra lo que no quedaba era vino («lo están trayendo», decían algunos empleados, sumidos en una envidiable calma zen), con lo cual no era posible pedir kalimotxo. Al final, cuando veías a alguien en estado de embriaguez daban ganas de preguntar: «¿tú venías así de casa, verdad? Desde luego aquí dentro no lo habrás conseguido». El festival patrocinado por Alcohólicos Anónimos, que considera los problemas del jueves solucionados en una simpática nota de prensa («un segundo día en el que las incidencias del viernes (sic) quedaron solventadas y el festival vivió un ambiente inmejorable») tampoco cumplió la promesa realizada por la tarde por la organización de aceptar dinero en los puestos de comida. «Yo también lo he leído, pero lo tenemos prohibido», nos indicaba misteriosamente uno de los dependientes.

También es muy cuestionable la celebración de Caribou en recinto cerrado, con pabellón casi a reventar, con el personal de seguridad completamente desesperado intentando evitar que la gente se agolpara en las vallas de las gradas; mientras una banda más tranquila como Band of Horses tocaba fuera. Y por supuesto que no se usen los tres pabellones cerrados de la Caja Mágica para la programación de dj’s entre 3 y 6 de la mañana, lo que, sin molestar a los vecinos, regularía el uso de taxis, pues mucha gente optaría por irse a casa en los coches disponibles y otra por esperar al metro.

Comenzamos la tarde con Kings of Convenience, que en formato dúo y acústico abarrotaron el Escenario 4. En ningún momento dejó de seguir sumándose gente al graderío. Erlend Øye y Eirik Glambek Bøe contaron con el apoyo espontáneo del público haciendo palmas y pitos en canciones favoritas de su repertorio como ‘Singing Softly to Me’ o ‘I Don’t Know What I Can Save You From’, mientras en otros momentos el show decaía un poco. Erlend llegó a enfadarse. «¿Sabéis qué podemos hacer?», se preguntó, encontrándose con que la gente empezaba a pedir canciones. «No, sabemos perfectamente qué tocar. Me refiero a qué podemos hacer para que la gente se calle. Es muy molesto», espetó. Que la gente hablando en conciertos acústicos es odiosa lo sabemos hace años, pero también cabe plantear si el dúo confía demasiado en el formato acústico y en un repertorio que no se renueva hace tiempo. No les vendría mal álbum nuevo, porque no todas las canciones que tienen son tan sobresalientes como ‘Boat Behind’, en la que el público entonó un preciosísimo coro; ‘Know-How’, lo mismo, produciendo un momento realmente bonito cuando el respetable hacía las voces de Feist; su obra maestra ‘I’d Rather Dance With You’ y la final ‘Misread’. Quizá si tuvieran 15 canciones tan buenas como todas estas igual el público habría callado todo el rato.

Kings Of Convenience

Michael Kiwanuka dio la gran sorpresa de la tarde/noche. Cuando pensábamos que de nuevo nos encontraríamos casi solos en el Escenario 5, resultó que la pista de este estaba casi llena para recibirle (se había corrido la voz de la existencia o simplemente el artista vive un gran momento). Ante el numeroso público, el protegido de Adele deslumbró con una desestresada y calmada pero nunca aburrida lección de rhythm and blues que tuvo varios desarrollos instrumentales que agradecer a Prince por él y su solvente banda. Muestra de lo que se le avecina, el hecho de que dos de los momentos álgidos correspondieran a dos canciones nuevas de su inminente largo, en lugar de a las más conocidas de su debut. Vibrante y muy bailable la versión acelerada de ‘Black Man In a White World’ y sobre todo la preciosa ‘Love & Hate’, reservada para el final. Imposible salir de allí sin tararearla. Papa-parapa-para-pará… Papa-parapa-para-pará… Papa-parapa-para-pará…

MichaelKiwanuka

La idea de contar con Jane’s Addiction con motivo del 25º aniversario de ‘Ritual de lo habitual’ por lo menos era original. El disco tenía hits en los albores del grunge como ‘Stop’, otros temas próximos al funk como ‘Been Caught Stealing’ y mucha más variedad de la que recordabas o te sonaba en una segunda mitad más introspectiva en ‘3 Days’, ‘Then She Did’ o el vals psicodélico de ‘Of Course’, que algunos se pusieron a bailar cual Danubio Azul. Es una gozada cómo una simple línea de bajo puede llevarte varias décadas atrás, y el grupo logró una buena conjunción de guitarras, pianos e incluso violines. Sin embargo, la conexión no fue completa. Perry Farrell, de traje blanco con camisa negra de lentejuelas y maquillaje resaltando su palidez, ejerció de amanerado y carismático frontman, pero sin conectar con el público casual. Había un componente femenino e incluso exuberante en ‘Ritual de lo Habitual’, un álbum que comenzaba con una cita en castellano de la que el grupo consideraba «la Marilyn Monroe latina», Cindyana Santangelo, y gran parte del disco se dedicaba a la muerte por sobredosis de heroína a los 19 años de su amiga Xiola Blue; pero me consta que la presencia de go-go’s ejerciendo de stripers durante parte del espectáculo fue entendida como algo anticuado y sexista. La versión de ‘Rebel Rebel’ de David Bowie sobró. Quizá el retrato de la decadencia era deliberado, pues el rock de la época ya hablaba de ella desde su juventud…

León Benavente llegaron a Mad Cool de pura chiripa, a causa de la cancelación de la actuación de Fuel Fandango. Pero eso no fue impedimento para que, minutos antes de su actuación, se formase una larga cola a las puertas del escenario de La Caja Mágica que -esta vez sí- los servicios de seguridad despacharon con bastante rapidez mientras comenzaban a sonar los primeros acordes de ‘Tipo D’. Los de Abraham Boba venían a presentar ‘2’, su segundo largo de estudio, y no defraudaron en ningún momento: se nota que, ya sea con Nacho Vegas o con Tachenko, todos los integrantes de la banda han chupado bastante carretera y mucho escenario. Encandilaron al público con trallazos como ‘Ribera’, ‘Aún no ha salido el sol’ o ‘Gloria’, que el público bailó a rabiar; sin olvidarse de su primer trabajo, recuperando -entre otros- ‘Revolución’ y ‘Ser Brigada’. Agradecieron a los asistentes más talluditos «haber cambiado el revival de los 90 de Jane’s Addiction por León Benavente” y se despidieron a lo grande, metiendo bien de ruido». Lolo Rodríguez.

El mismo pabellón de León Benavente se llenaba casi hasta los topes para recibir a Caribou. Costaba recordar el día que esta persona sudaba tinta para llenar Razzmatazz. Miles de personas esperaban pacientemente al comienzo de su set, que se retrasó 10 minutos, y que destacó por su esqueleto orgánico. Una banda de blanco de cuatro músicos interpretó voces, riffs de teclado que tontamente habíamos supuesto pregrabados, y por supuesto vigorosas percusiones que mantuvieron al público en pie pese a la disponibilidad de asientos en las gradas. El único bajón fue la iluminación. Si un día antes en El Guincho las luces fueron dadas en mitad de una canción por error, provocando que Pablo apretara el botón de «bakalao», en este concierto nunca se terminaron de apagar del todo. Y que la gente pueda verte bailando, poniendo caretos o cantando es una bajona. Por lo demás, excelente como siempre Caribou, tanto en los momentos de baile (‘Our Love’, la segunda del setlist), como en los más emocionantes (‘Back Home’) y por supuesto en la supertraca final con ‘Odessa’, ‘Can’t Do Without You’ y ‘Sun’.

Lo siento en el alma por 091, pero después del subidón de electrónica de Caribou no eran una opción. La única opción posible era un nuevo revival de The Prodigy como reencuentro con la electrónica noventera británica. Aunque lo suyo era muy sui generis y más guarrete, las bases estaban bien impregnadas de big beat y los breaks y drops que tanto hemos escuchado en los últimos años de vuelta. No faltaron los hits de ‘Fat of the Land’, con ‘Smack My Bitch Up’ reservada como canción final antes de un eterno bis que nadie pidió, pero a The Prodigy ni los vimos ni a duras penas los intuimos hasta que esta mañana hemos recibido una foto de prensa vía e-mail. El grupo opta por un montaje lleno de claroscuros, luces y sombras, y en una palabra, humo, que no te termina de meter en el show. Las arengas tipo «All the Spanish people», «all the warrior people», «all my fucking people», «all the voodoo people» fueron una completa pesadez rozando el acoso y derribo, y el modo en que las bases se cortaban de repente al término de alguna canción no dice nada bueno sobre la autenticidad de su directo.

theprodigy

Un varapalo para The Prodigy fue que inmediatamente después aparecieran Die Antwoord. El grupo sudafricano -en formato DJ y dos bailarines junto a los dos líderes- también apuesta por el feísmo (la palabra «ugly» es clave en sus pantallas) pero, a falta de contar con mejor repertorio, ganó por un sonido mejor, mejores proyecciones (dibujos con forma de polla, etc), mejor montaje y mejor presencia escénica. Su sonido resultaba francamente moderno en contraste, alternando trap con ramalazos incluso trance, un hip-hop muy heredero de Beastie Boys y un perreo copieteado descaradamente de M.I.A. Yolandi nos conquistó con su voz de pito y Ninja, esa suerte de Eduardo Gómez Manzano, es decir, la persona más fea del mundo que se atreve a marcar paquete, lo hizo con su español entre «culito» y «oé-oé-oés» futboleros. Impagables sus primerísimos planos en el montaje. Al fin se vio a gente dándolo todo por doquier y haciendo el imbécil a ritmo de algo. Al fin MadCool se convirtió en festival.

antwoord

Meghan Trainor actuará por primera vez en España

3

meghan-trainor-no-cover-413x413Meghan Trainor, una de las artistas que más controversia generan internamente en nuestra redacción, pues tenemos redactores que prefieren su primer disco, redactores que prefieren su segundo disco, redactores que piensan que ‘All About That Bass’ es una obra maestra, redactores que piensan que es ultra básica, redactores que piensan que las cuatro primeras canciones de ‘Thank You‘ son dignas de Disco Recomendado y redactores que no, anuncia su primer concierto en España.

Se tratará de un evento llamado Coca Cola Music Experience 2016 que tendrá lugar en el Barclaycard Center de Madrid durante el próximo 15 de octubre, y para el que también se han anunciado a Xriz y Hometown. Faltan más artistas por confirmar, pero las entradas ya están a la venta en Ticketea. La noticia ha convertido a Meghan Trainor en «trending topic» en España pese a las pésimas ventas del álbum en nuestro país y en todo el mundo.

Jean-Michel Jarre y Niño de Elche arrasan y ANOHNI decepciona en Sónar

20

jeanmicheljarre2El directo anterior que conocíamos de El Guincho poco tiene que ver con lo que nos ofreció en las primeras horas de la tarde en Sónar este viernes. Si anteriormente se veía obligado a controlar samplers y demás artilugios tecnológicos y parecía sufrir por un alto grado de autoexigencia, lo cual se trasladaba al público, en la actualidad se le ve más relajado y además disfrutando. El formato banda con tres músicos de Extraperlo hace que un disco como ‘HiperAsia’, ligeramente cuestionado por su exceso de efectos vocales, en directo sea bastante más fácil de digerir. Como el día anterior en MadCool, no dejó ‘Cómix’ para el final, sustituyendo la parte de La Mala por la de uno de los percusionistas y de nuevo ‘Bombay’ sonó casi de cierre, justo cuando empezaba a llover otra vez (había parado cuando empezaba). Sr John.

Mikael Seifu es uno de los productores tecno más destacados de la actualidad y su set en SónarHall fue, sin duda, uno de los mejor vistos en la actual edición del festival hasta el momento. El músico etíope desplegó con tremenda elegancia sus densas y viscosas producciones en un directo recargado de efectos y, por momentos, muy próximo a la intensidad de Jon Hopkins y a la oscuridad de Burial, así como al misterio de Flying Lotus, a quien recordó también por su juego con los compases rítmicos poco convencionales. Artillería pesada no, lo siguiente la de Seifu, que combinó programaciones de una corpulencia monumental con paisajes amorfos e ingrávidos de una exquisitez soberbia, y aunó beats pedregosos, distorsión y ambientaciones especiales retorcidas hasta lo siniestro con enorme maestría tras los platos. Tan recomendable como suena. JB y Sr John.

Al británico Steve Goodman, conocido como Kode9 además de como fundador del sello Hyperdub, y entrenado en la escuela del drum’n’bas, el jungle y el dubstep, era el encargado de ponerse a los platos después de Jean-Michel Jarre. Pero por la tarde, en el Sónar Día, había ofrecido junto al alemán Lawrence Lek un show basado en un lujoso hotel automatizado. Los visuales eran más de drones en un videojuego de los 90 que de un edificio inteligente. Mucho mejor fue lo sonoro, con las bases dubstep como esqueleto. A pesar de abarrotar el SónarHall, la respuesta del público fue tibia. Su sesión nocturna no se quedó vacía, pero tampoco supo retener al escaso público, oscilando entre los extremos del futurismo y la oscuridad y sin levantar demasiada empatía antes de James Blake. Y eso que empezó con el grito de guerra de Gary Glitter y pinchó a Kelela. Tibio como el espectáculo de la tarde. Sr John.

La música, compositora y artista sonora Myriam Bleau sorprendió ayer en SónarComplex con su nuevo espectáculo audiovisual, ‘Soft Revolvers’. Fue una especie de DJ set sin platos ni mesa de mezclas. Bleau improvisó música a partir de la manipulación de cuatro gruesos «platos» de acrílico transparente con un cilindro introducido en el medio que actuaban como peonzas y que, con el movimiento, emitían luz y modernísimos sonidos electrónicos a medio camino entre el tecno abstracto y la música de baile. Bleau manipulaba estos objetos como si fueran vinilos con la diferencia de que eran estos, ayudados por un sensor de datos, y no una máquina externa los que producían sonido. Fue un espectáculo interesantísimo, si bien algo frustrante en partes por la rapidez con la que Bleau interrumpía el desarrollo de sus composiciones improvisadas una vez parecían estar tomando forma de composición completa, pero es lo que tiene la improvisación. En cualquier caso, un show que nadie debería perderse. JB.

La marihuana debería ser legal. Lo digo yo pero también lo dijo ayer Rebel MC, que actuó ayer bajo su alias Congo Natty y ofreció una buena sesión de reggae y jungle al sol. El músico inició su espectáculo con ‘Is This Love?’ de Bob Marley, a la que siguió otro clásico del músico, ‘Could You Be Loved’, para entregarse justo después a los adrenalíticos ritmos jungles que pueblan su último disco, ‘Jungle Revolution’. Y de revolución habló Rebel ayer también. «Estamos aquí por la revolución», expresó. «No creemos en los políticos, amamos la música y amamos la vida». Muy bien dicho. JB.

Un sonriente Danny L Harle pinchó desde la cabina de SónarVillage varios de sus mejores temazos, entre los que incluyó ‘Ashes of Love’ con Caroline Polachek, que no me convencía antes de ver en vivo y ahora me encanta, y ‘Super Natural’, su nuevo tema con Carly Rae Jepsen (aún inédita) a quien recordó también en una remezcla híper azucarada de ‘Call Me Maybe’ (sí, esto era posible). Triunfó su gran hit, ‘Broken Flowers’, pero la selección de Harle fue divertida de principio a fin y el músico se mostró, en todo momento, tan adorable y achuchable como efectivamente parece en sus fotos de Instagram. «Huge Danny» en toda su esplendor. JB.

Niño de Elche ha pasado de ser la sorpresa del año pasado, tras el brutal éxito de ‘Raverdial’, a tener la responsabilidad de igualar, como mínimo, tal afrenta. A Francisco Contreras, o lo que es lo mismo Niño de Elche, se le ve que le gusta el show, él es un show en sí mismo y además lo transmite. Contando de nuevo con Los Voluble -sumándose para la ocasión Pablo Peña (Pony Bravo) y el guitarrista Raúl Cantizano-, la idea esta vez era ubicar el Mediterráneo como un cruce de caminos cultural y como cementerio actual de personas anónimas, víctimas de la hipocresía migratoria. El resultado, en el que se incluyen cantes y escritos fue una verdad incómoda en toda la cara, un espectáculo más doloroso que ‘Raverdial’, que supuso algunos abandonos de una sala llena. Ya casi al final llegó el balón de oxígeno con la vena queer y una canción que podría titularse ‘Ese Hombre’ o ‘Es el amor’, y vídeos donde aparecía el activista LGBT Ocaña (José Pérez Ocaña). Chapeau por Niño de Elche. Sr. John.

ninoelche

Un rato en Underground Resistance presents Timeline era revitalizante por su onda house sobre saxofón casi hasta el final, cuando dejaron de tocarlo. Ese buen rollo de felicidad colectiva traía el recuerdo de los discos de Incognito. Gran error no incluirlos en nuestra selección de recomendaciones a pesar de estar recomendados en nuestros foros. Mea culpa. Con estas nos fuimos a John Grant, que nada más aparecer nos dice que está encantado de estar en Barcelona, en perfecto castellano, y que vamos a mover el culo un rato a pesar de que hablemos del amor. Una pena que no hubiese más público al inicio (aunque sí terminó con gran aforo). Y aunque sea trivial decir que iba vestido con gorra, camiseta y pantalón, en negro riguroso, hizo mucho por el show verle bailar despacio todo el rato de un lado a otro del escenario -salvo cuando tocaba los teclados- con la serenidad de comulgar perfectamente con una banda a la que hay reconocer el mérito de destacar la voz de Grant por encima de todo. Él habla de amor y el público, interrumpiendo antes de que acabe algunas canciones, aplaudiendo y jaleando. ¡Lo sentimos! Sr John.

Santigold centra su espectáculo en el concepto de consumismo voraz que enmarca su nuevo disco, el recomendable ’99¢’. En pantalla pueden verse proyecciones en un 3D rudimentario en las que Santigold vende productos o aparece bailando en supermercados, y en el escenario, la verdadera Santigold alterna looks de cantante de girl group con looks de cantante de hip-hop mientras sus dos bailarinas sujetan carteles de «se vende oro» con la gracia de unas azafatas del «1 2 3». Por suerte, en directo, las canciones de Santigold suenan completamente impecables, especialmente ‘You’ll Find a Way’, que abre show en una espectacular encarnación electro en lo que ha de ser una de las mejores aperturas en un concierto de pop que he visto nunca. La artista, sin embargo, permanece siempre en un extraño segundo plano dominado por sus propias canciones, que, desde luego, llaman más la atención que ella, cuyo dominio del escenario es pobre aunque, vocalmente, en ningún momento falle. Entre los cortes rescatados, destacaron la sugerente ‘Big Boss Big Time Business’, así como una ‘Creator’ que sigue sonando igual de bien que siempre y para la que subió a parte del público al escenario, y la batucada que precedió al tema final, ‘Can’t Get Enough of Myself’. Repite hoy. JB.

santigold_sonarvillage_sonar2016_leafhopper_009

A Jean-Michel Jarre, acompañado de dos percusionistas, le encontramos cercano, recortando distancias constantemente con el público por lo apasionante que resultaba comprobar su dedicación a la reproducción de melodías sintéticas, ejecutadas como siempre le han gustado: con un alto desarrollo tecnológico para que no quepa la menor duda de que nada está sujeto a la improvisación. Y lo más importante, el estreno de su espectáculo logró consolidar no solo su figura como pionero dentro de la música electrónica, sino también en cuanto a la importancia de la parte visual. El resultado es entrañable: es inevitable admirar a un artista entregado a su causa sobre infinidad de teclados -con la misma postura tan vitalista que hace décadas caracterizaba a Nacho Cano de Mecano-, engrosando esa lista de artistas que se parapeta detrás de su teclado como Chris Lowe (aunque también nos deleitó con una guitarra). A diferencia de lo que opina mi compañero Raúl Guillén, sus dos últimos trabajos no le hacen justicia, esto me hizo venir con poca ilusión -si bien de las que tocó, se celebraron la canción de Peaches y la de Pet Shop Boys-, pero viendo su teclado de luces o esas cortinas de leds, piensas que ha sido un honor para el festival y para los que allí estuvimos asistir a uno de los conciertos de una leyenda que vive como un erudito sólo por y para su pasión. Sr. John.

jeanmicheljarre

El concierto de ANOHNI en SónarPub empezó a las 23.15, la hora indicada en la página web del festival, y no a las 22.50, la hora indicada en el libreto oficial que, lo que indicaba en realidad, era la hora a la que empezaba a proyectarse en la pantalla del escenario un vídeo de Naomi Campbell bailando en el set de ‘Drone Bomb Be‘, tan largo e innecesario que propició el abandono de una buena parte del público, además de pitidos y abucheos. Muy cara le tiene que haber salido Naomi a ANOHNI para creer que tenerla ahí bailando, haciendo posturas y poniendo morros durante quince larguísimos y aburridísimos minutos en los que no ocurre absolutamente nada, es una buena idea. Al margen de esto, el espectáculo de ANOHNI en presentación de ‘Hopelessness‘ de anoche sirvió para destapar completamente, si es que hacía alguna falta, las carencias de este disco, que son las canciones, concretamente las que no son ni ‘4 Degrees’ ni ‘Drone Bomb Me’ ni ‘Watch Me’, que, como era de esperar, fueron tan llamativas como lo son en disco. Las producciones de Daniel Lopatin y Hudson Mohawke, interpretadas por dos músicos diferentes, ganaron enteros en directo, incluida la de ‘Obama’, espectacular para lo que es la canción, pero las melodías de esta obra de ANOHNI siguen dejando mucho que desear y ni siquiera los vídeos de mujeres de distinto origen proyectadas durante la interpretación de las mismas lograron mantener el interés de un público distraído que solo quería ser entretenido. Una decepción, excepto para la persona responsable de nuestro Instagram. JB.

anohni_pub_sonar

Anohni ofreció un directo abrumador e impactante, ¡ella es imprescindible! #anohni #music #sonar2016 #sonar #art #visuals

Un vídeo publicado por Jenesaispop (@jenesaispop) el

Tras el concierto de ANOHNI apetece bailar un poco, por lo que Four Tet, que se encuentra tras los platos en el escenario SónarCar, viene muy bien, como me hubiera venido en cualquier momento de la noche porque pinchó durante siete horazas. Como esperaba, Kieran Hebden pincha con la misma elegancia que produce y su selección de temas resulta bailable a la par que envolvente al mismo tiempo que alterna ritmos tecno con otros más bien house y con alguna que otra concesión disco. Muy recomendable, también, por cierto, el set de NOAIPRE, el proyecto unipersonal de Rohe Rodríguez, que actúa justo antes de ANOHNI y destaca por su versatilidad. El coruñés despliega con desenvoltura su catálogo de ritmos grime, algunos oscuros, otros más fluorescentes, combinándolos con otras cosas más inesperadas como reggaetón. Lejos de desconcertar, la mezcla es de lo más divertida. JB.

El set de James Blake tuvo sus altibajos. El inglés presentó las canciones de ‘The Colour of Anything’ con dignidad y acompañado por un sonido espectacular que hizo vibrar toda la sala. Empezó y terminó su concierto, eso sí, desde el pasado, con una infalible ‘Life Round Here’ y una preciosa ‘The Wilhelm Scream’, respectivamente, y Blake se mostró en todo momento tímido pero seguro, especialmente de sus capacidades vocales, por ejemplo en temas como ‘Choose Me’. Tenía mis dudas sobre Blake en este aspecto, pues nunca me ha parecido un vocalista brillante, pero cumplió. Tampoco estuvo mal la selección de temas extraídos de ‘The Colour of Anything’ y ‘Timeless’ brilló con especial intensidad, mientras que de ‘Modern Love’ Blake desarrolló una versión contundente, nada delicada y con bastante bombo que funcionó bien. Mi problema con el concierto empezó a la mitad, cuando Blake decidió convertir su espectáculo en una especie de rave anónima en la que sus bonitas canciones quedaron a un segundo plano. Con la de canciones que tiene el disco que no presentó. ¡Para eso me quedo en la sesión de Four Tet, Blake! Por suerte, no olvidó ‘Retrograde’, que precedió a ‘The Wilhelm Scream’ y recordó, de paso, por qué Blake y no otra persona fue anoche el cabeza de cartel indiscutible de Sónar, con la excepción, por supuesto, de Jean-Michel Jarre. JB.

Programar un directo a las cuatro de la mañana no suele ser lo corriente, a estas horas lo mejor es abandonarse al baile sin pensar en el día después. Pero lo que se antoja una aventura arriesgada, para la organización tiene su punto si se trata del danés Kölsch. Un toque de distinción frente a las prolíficas sesiones de dj’s porque el productor, en nómina del sello Kompakt, lleva editados dos álbumes bastante recomendables. Rune Reilly Kölsch nos sometió a un fascinante juego de tech-house sustancioso en melodías melancólicas y acompañado de secuencias visuales ¿coloristas? que asegura solo se podrán disfrutar en citas muy puntuales este verano. Una bocanada de aire fresco cuando empieza a espesar el ambiente y el cansancio hace mella, dejando un excelente sabor de boca para continuar… ¿un poco más? Sr. John.

Fotos Jean-Michel Jarre, ANOHNI: Ariel Martini para Sónar.
Foto Niño de Elche: Bianca di Vilar para Sónar.
Foto Santigold: LeafHopper para Sónar.

Papa Topo: «No vemos ‘Oso Panda’ como una losa en absoluto»

5

papa-topoEn nuestra web, la sección para artistas noveles recibe el nombre «Revelación o Timo». Papa Topo, el grupo del «Revelación o Timo» más leído de la historia de JENESAISPOP, multiplicando por 7 por ejemplo el tráfico que logró en la categoría correspondiente en 2010 la mismísima Lana del Rey, publica su disco de debut hoy, 7 años después. En medio, eso sí, hemos conocido un mini LP y varios singles que iban mostrando la evolución del grupo.

Si un 19 de junio fue cuando aparecían por primera vez en nuestra web, un 18 de junio será cuando presenten este debut llamado ‘Ópalo negro’ en Barcelona, en un concierto gratuito en La 2 de Apolo a partir de las 19.00. Hablamos vía mail con Adrià Arbona, principal artífice del proyecto y autor en solitario de la mayoría de las canciones, sobre la marcha de Paula, la ausencia de Guille Milkyway en la producción del álbum o el descubrimiento de todo tipo de música. Papa Topo actúan en Vida Festival, entre otros lugares, este verano.

Este es el primer disco de Papá Topo, y estamos en 2016. ¿Desde qué año más o menos sabes que ‘Oso Panda’ y ‘Lo que me gusta del verano es poder tomar helado’ no estarían en este disco?
Supongo que hubiera tenido sentido meterlas en el LP si este hubiera salido en 2008, pero ahora, 8 años después, creo que esas canciones pertenecen a una etapa que ya quedó atrás. Son dos canciones a las que tengo mucho cariño y tenemos como proyecto a largo plazo editar un recopilatorio con los singles y maquetas, pero con ‘Ópalo Negro’ estamos afianzando una nueva etapa del grupo con un estilo que, aunque guarda puntos en común, en muchos sentidos se ha alejado de nuestro primer 7″.

Supongo que Oso Panda y su millón de visitas en Youtube han podido ser una losa para vosotros. Para siempre será la única canción que el público tipo Menéame, ForoCoches, conocerá de vosotros. ¿Te da rabia? ¿Es una canción que seguiréis tocando?
¡No lo veo como una losa en absoluto! Gracias a esa canción se nos han abierto muchísimas puertas, así que el millón de visitas que tiene ‘Oso Panda’ me sigue haciendo mucha ilusión. Hasta la fecha no ha habido ni un solo concierto en que no la tocáramos y siempre la ponemos en un punto importante del setlist.

¿Y «Lo que me gusta»? Ha terminado gustando más por lo que acabo de ver en Spotify…
¿Sí? Con «Lo que me gusta…» pasa lo mismo, a la gente le hace ilusión que la toquemos y, por lo tanto, a nosotros también tocarla. Suele ser un momento muy guay en los conciertos. Me sorprende siempre mucho que mucha gente del público cante mi parte en vez de la que cantaba Paula.

«He sido siempre muy ecléctico y poco pureta, algo que creo que es bastante común en gente de mi generación gracias a la facilidad que da internet»

Hay muchos sonidos adaptados de la canción melódica española en el disco, desde la intro, que me pregunto en qué te has inspirado, a algún que otro ramalazo Raphael. ¿Hay un trabajo de documentación? ¿Es algo a lo que has llegado por tu cuenta, por parte de gente de la escena musical, por tu familia?
La intro es una versión instrumental de ‘Davall Ses Flors Des Taronger’ y, al igual que el final del disco, está inspirada en la música del barroco. La canción melódica española, como bien has podido observar, me gusta mucho, y Raphael no te digo… Me encantaría poder cantar ‘Enero’ tal y como la cantaría él. Paso muchas horas de mi vida escuchando músicas de todo tipo y buscando nuevas canciones y estilos que me emocionen, no como trabajo de documentación, sino como simple melomanía. Últimamente, por ejemplo, estoy escuchando fado, muchísima música brasileña (hace unos años que es mi principal obsesión musical), música francesa de los 80… He sido siempre muy ecléctico y poco pureta, algo que creo que es bastante común en gente de mi generación gracias a la facilidad que da internet a la hora de descubrir nuevas músicas en tan solo unos cuantos clicks. Creo que, al menos en mi caso, internet me ha hecho no centrarme en un solo estilo o escena, me ha brindado la posibilidad de descubrir un horizonte musical amplísimo. La influencia de mi familia ha sido sobre todo en ‘Davall ses flors des taronger’, que es bastante Maria del Mar Bonet (todos en mi familia somos ultrafans) o ‘Joana’, una especie de copla boleresca, que es el tipo de música que cantaba siempre mi abuela.

Tu voz suena muy diferente a los inicios de Papa Topo, casi grave de más o un poco impostada en algún momento. ¿Cómo la has educado o desarrollado para que llegue a ser lo que es?
Mi voz ahora es más grave (evidentemente, ya no tengo 16 años) pero, además, a la hora de grabar consideré que muchas de las canciones que escribí no funcionaban en absoluto si las cantaba tal y como las venía cantando hasta ahora. Las letras son muy melodramáticas e intensas, así que no quería tener un tono neutro. Con el cambio de voz he buscado acentuar ese tono exagerado presente en gran parte del disco.

‘Ópalo negro’ me parece un poco berlanguiana, como de cuando Carlos Berlanga compuso con Nacho Canut para Sara Montiel. Además, la letra, tipo venganza, es un poco como cuando se separaron Dinarama y Carlos Berlanga se vino con ‘En el Volcán’. Carlos Berlanga sale en la nota de prensa, además en esta canción, ¿pero en concreto esa canción ha podido ser una referencia para ti? O bueno, más fácil, ¿en qué medida es una referencia para ti? ¿Alguna etapa favorita, Pegamoides, Dinarama, él solo…?
Son un gran referente para mí, me encanta todo lo que hicieron. Es verdad que se parece a las canciones de Sara Montiel con Berlanga/Canut, la idea musical es básicamente la misma: un bolero clásico con arreglos a lo Pet Shop Boys. De hecho, me recuerda también a las canciones del disco que hicieron los Pet Shop Boys para Liza Minnelli (especialmente ‘Losing My Mind’), en el que había canciones clásicas de Broadway pasadas al estilo PSB. De Berlanga, como ya he dicho, me encanta todo, pero muy especialmente la etapa Pegamoides y los dos primeros discos de Dinarama.

«El disco tiene, dentro de lo que cabe, un tono algo más oscuro que lo que hemos hecho hasta la fecha. Creíamos que Sergio Pérez sabría sacar el sonido que queríamos y así fue»

Al final Guille Milkyway tiene un protagonismo muy limitado en el disco, después de la vinculación que ha tenido en tus temas sueltos. ¿Qué ha pasado? ¿Estaba liado con Fangoria, su tiempo está muy cotizado o no era especialmente necesario para lo que querías hacer?
Guille nos ha ayudado mucho desde el principio y nos encanta todo lo que hemos hecho con él. Para este disco sí que estaba muy liado con todo lo de Fangoria, pero realmente pensamos directamente en Sergio (Pérez de) «Svper» como el productor ideal para las canciones que teníamos escritas. El disco tiene, dentro de lo que cabe, un tono algo más oscuro que lo que hemos hecho hasta la fecha. Creíamos que Sergio sabría sacar el sonido que queríamos y así fue.

La vinculación con Fangoria es evidente también, es decir, no sólo por ‘Sangre en los zapatos’, con Guille, que podría estar en cualquiera de sus últimos discos. Por curiosidad, ¿qué te parecen sus últimos discos y esas letras cada vez más rocambolescas, con tantos puntos en común con las tuyas, pero a la vez tan diferentes?
Me encontré no hace mucho a Nacho Canut y ¡me dijo, precisamente, que le gusta mucho ‘Sangre en los zapatos’! Me gusta mucho el rumbo que han tomado en los últimos años, creo que ha sido muy buena idea su colaboración con Guille.

La parte que menos me interesa del disco es la más punk, la más Pegamoide («Hawaii», «Akelarre», «Plutón»), pero intuyo que van a ser las que mejor funcionen en vivo. ¿Crees que es una cuestión personal, generacional, estilística simplemente? ¿Son, particularmente tus favoritas del disco o de las que más orgulloso estás?
Tocamos muchísimos palos y es normal que no a todo el mundo le mole todo lo que hacemos.

El diseño del vinilo es para verlo. Si no fuera porque conozco al grupo y me topara con él en La Metralleta en Madrid o en una tienda de segunda mano en la calle Tallers, diría que es un disco de los años 80 que me perdí de alguien que no me gusta tipo Las Chinas o algo así. ¿Era la idea?
¿¿¿¿¿NO TE GUSTAN LAS CHINAS????? (NdE: prefiero Kikí D’Akí). Es uno de mis grupos favoritos de la historia del pop español. La portada la hicimos nosotros mismos con ayuda de algunos amigos y la idea era hacer algo que nos representara y que resumiera el espíritu del grupo. ¡Estamos muy contentos con el resultado!

¿Alguna gloria ochentera que se haya declarado vuestro fan? ¿Alguien más desconocido o más underground que Nacho Canut?
No es que sea muchísimo más underground, pero me hizo mucha ilusión que viniera Silvino Díaz Carreras de Aerolíneas Federales a nuestro concierto cuando tocamos en Vigo.

¿Cómo es vuestra relación con el resto de grupos de Barcelona? Os imagino cercanos a Cola Jet Set o La Casa Azul o ahora a Svper, pero, por poner un ejemplo, del cartel del Vida Festival, ¿a qué otros grupos catalanes os sentís afines, admiráis, sois colegas u os gustaría conocer?
¡Felipe Fresón viene siempre a todos nuestros conciertos y nos cae muy bien! A Guille no lo vemos muy a menudo, pero también le tengo mucho cariño. Del cartel del Vida somos colegas de los Doble Pletina (los conozco desde que llegué a Barcelona, cuando tocaban en Abrevadero). Con los Triángulo de Amor Bizarro hemos intentado conocernos en persona unas cuantas veces pero siempre, por algún motivo, no ha podido ser, así que tenemos ganas de verlos en el Vida. Otros grupos amigos de Barcelona son Jessica & The Fletchers, Yumi Yumi Hip Hop, Pacífico, Les Sueques…

La nota de prensa habla de la importancia de la nueva banda de Papa Topo, ¿cómo sería este disco sin los nuevos miembros?
Las canciones han sido todas compuestas pensando en el sonido de la formación actual, así que evidentemente ha sido clave a la hora de definir el sonido del disco. Por ejemplo, yo nunca me había puesto a componer líneas de bajo, pero después de pasar millones de horas con Sónia (que además de bajista de Papa Topo, es mi vecina y pasamos como las 24 horas juntos) el bajo ha pasado a ser uno de los protagonistas del disco, ya que hay líneas mucho más elaboradas y en primer plano, como las de ‘Je suis un monstre’ o ‘Lágrimas de cocodrilo’. Por otro lado, la formación actual es también parte de mi círculo más cercano de amigos, así que me han acompañado a lo largo de la composición y muchas historias que aparecen en las canciones las he vivido con ellos.

«Durante un tiempo estuve algo dolido después de que Paula dejara el grupo, pero hace un tiempo retomamos el contacto y estoy muy contento del reencuentro»

¿Alguna noticia de Paula o de lo que opina de este disco? ¿Cómo crees que sería con ella?
Durante un tiempo estuve algo dolido después de que dejara el grupo, pero hace un tiempo retomamos el contacto y estoy muy contento del reencuentro. Estas navidades conoció a la nueva formación y se llevan muy bien, especialmente con Sonia. Aún no ha escuchado el disco, pero en breve iremos a Mallorca y le daremos una copia. El disco con ella supongo que hubiera sido diferente, no sé, no tengo ni idea. En este disco mi voz tiene mucha importancia y le da un tono diferente a las canciones, supongo que eso hubiera cambiado.

Me ha sorprendido ver que un par de las canciones más sentidas del disco están influidas por la muerte de tu gato y tu abuela (lo siento mucho). Pero lo decía porque la mención al gato en ‘Atormentada’ es bastante divertida. Me preguntaba si esta canción es anterior a la muerte de tu gato o es que para ti el humor es muy importante.
¡¡No son el mismo gato!! ‘Atormentada’ es sobre una amiga nuestra que cuando bebía se volvía medio loca y mandaba notas de voz a su gata Valentina. En todo lo que hemos hecho hasta la fecha ha habido siempre canciones más personales y otras más humorísticas o narrativas. Aunque las historias suelen derivar de cosas que me suceden en mi día a día, como por ejemplo ‘Akelarre en mi salón’, que se me ocurrió cuando un ex compañero de piso montó una especie de after-campamento de una semana en el salón de mi piso.

Por las referencias que están saliendo parece que vuestro público va a ser de treintañero para arriba, pero luego es bastante jovencito, ¿no? ¿O hay de todo?
Pues hay de todo, pero sí, suelen venir muchos jóvenes. De hecho, diría que nuestros fans más fans son gente entre los 18 y los 25.

¿Cómo convencerías a la gente mayor, aburguesada, bien casada y acomodada para animarse a salir de casa para ir a uno de vuestros conciertos?
Nuestros conciertos suelen ser un poco orquesta de verbena de fiesta mayor. Hemos versionado ‘Ni una sola palabra’ de Paulina Rubio, ‘Yo quiero bailar’ de Sonia y Selena, ‘Caliente, caliente’ de Raffaella Carrá, nos encantaría versionar algo de LOVG… y nuestras canciones, diría yo, son muy accesibles, así que puede resultar divertido a gente que no tenga ni pajolera idea de lo que es el indie pop y que simplemente quiera bailar y pasar un buen rato, sea de la edad o estrato social que sea.

Ready For The Weekend: Radiohead, TDCC, RHCP, Delorean, Bastille, Papa Topo…

0

radiohead-amoonLa noticia de la semana en cuanto a lanzamientos no es, exactamente, un lanzamiento de esta semana. Hablamos de la llegada a plataformas de streaming, junto con la publicación de su edición física, de ‘A Moon Shaped Pool’, el último álbum de los británicos Radiohead. Junto a este, otros álbumes largos que se lanzan esta semana y a los que merece la pena atender son los nuevos de Delorean, ‘Muzik’, el combo supremo de cantautoras norteamericanas formados por case/lang/veirs, el último disco de la actual etapa de los Swans de Michael Gira, o el esperado segundo álbum de la británica Laura Mvula, cuyo debut hacía intuir una artista de gran futuro. También lanza hoy un nuevo disco el ex-Grateful Dead Bruce Hornsby, esta vez junto a los Noise Makers y algún invitado de excepción, como Justin Vernon (Bon Iver). Y, por supuesto, no podemos olvidar que ‘The Getaway’, el nuevo disco de Red Hot Chili Peppers ve hoy la luz. Ni que Mumford & Sons se han aproximado, sorprendentemente, a la música africana en su nuevo EP, firmado junto a Baaba Maal y The Very Best.

Otros elepés editados hoy, quizá de menor repercusión pero igualmente interesantes, son el del danés Søren Juul (quizá os suene más su anterior álter-ego, Indians), un Jake Bugg que debe demostrar si Noel Gallagher tenía razón y los suecos Red Sleeping Beauty, que vuelven a la actividad con su primer largo desde que en 1997 publicaran ‘Soundtrack’ en el madrileño sello Siesta. No tan larga, pero casi, casi, se nos ha hecho la espera del primer largo de Papa Topo, que al fin ya está disponible vía Elefant Records. En las antípodas estilísticas, cabe recomendar vivamente el nuevo disco publicado por la japonesa residente en USA Mitski. Su ‘Your Best American Girl’ ya está nominada como una de las canciones de la temporada.

Esta semana ha destacado, además, por el lanzamiento de singles de adelanto tan esperados y/o interesantes como los de los británicos Bastille, Two Door Cinema Club y Kaiser Chiefs, un nuevo bocado de lo que nos espera en el segundo disco de The Avalanches, y la autoversión de Arab Strap, que ha lanzado una remozada versión 2016 de la vieja conocida ‘The First Big Weekend’. Alicia Keys, por su parte, ha presentado el single ‘Hallelujah’ en favor de los refugiados, mientras que Hozier, el de ‘Take Me To Church’, ha dado a conocer una nueva canción que estará incluida en la banda sonora de ‘La Leyenda de Tarzán’, un nuevo intento cinematográfico de adaptar el personaje literario de Edgar Rice Burroughs.

La actriz Olivia Wilde dirige los claroscuros domésticos de Red Hot Chili Peppers

5

Red Hot Dark NecessitiesHoy se ha publicado ‘The Getaway’, el nuevo álbum de Red Hot Chili Peppers. Y hoy, también, han presentado el videoclip para el que fuera el primer single de este disco, ‘Dark Necessities‘. Nos presenta a la banda en planos muy cortos y sin nada de maquillaje (al bueno de Chad Smith, especialmente, se le van notando los años) aunque, eso sí, bien descamisados, como les gusta a Anthony Kiedis y Flea. Les vemos interpretando el tema en el interior de una casa de decoración muy 70s y con una curiosa iluminación, con mucho contraste de luces y sombras. Paralelamente, unas jóvenes skaters deambulan por la ciudad en sus tablas, se caen, se tatúan las encías… Lo típico.

Esta curiosa pieza videográfica viene firmada, curiosamente, por la conocida (y guapa) actriz Olivia Wilde (abreviando, interpretaba a Trece en ‘House’). Wilde ha explicado que lanzó al grupo de California su idea para el vídeo y ellos, para su propia sorpresa, aceptaron, por lo que les está muy agradecida. Hasta el momento, desconocíamos esta faceta de realizadora de vídeos de Wilde pero, ojo, resulta que no es su primera vez. Al parecer, Wilde también ha dirigido recientemente un vídeo para ‘No Love Like Yours‘ del recientemente publicado nuevo disco de Edward Share & The Magnetic Zeros.

Volviendo a Red Hot Chili Peppers, ‘The Getaway’ es su álbum número 11, el primero en 5 años tras ‘I’m With You‘, y ha sido producido por Danger Mouse, que ha trabajado para Beck, The Black Keys, Gorillaz, A$AP Rocky o U2. Además, ha publicado numerosos discos en solitario y, también, como parte de Gnarls Barkley (junto a CeeLo) y Broken Bells (junto a James Mercer, de The Shins). Inmersos en la promoción del álbum, esta semana podíamos ver al grupo cantando medio en bolas en el coche del presentador James Corden.

Rihanna y Calvin improvisan un vídeo para ‘This Is What You Came For’

29

unnamed-21Calvin Harris y Rihanna han conseguido un éxito mundial con ‘This Is What You Came For’. La canción lleva mes y medio en torno al top 2 o top 3 en Reino Unido y ha subido al top 10 en Estados Unidos y España, pero aún no había vídeo. ¿Serían capaces de superar el vídeo de ‘We Found Love’ y alzar así el tema al número 1 n algún lado?

La respuesta es no, pero al menos hoy se ha presentado (teníamos nuestras dudas), con la cantante posando entre fiesta y luces de colores dentro de una caja. Harris se pasa por el set de rodaje por los pelos, luciendo deportivo. Y ya.

Bastille estrena nuevo single para el verano, ‘Good Grief’

10

bastileEl nuevo sencillo de Bastille, ‘Good Grief’, es uno de los lanzamientos destacados de este viernes. Es el primer adelanto de su segundo disco, ‘Wild World’, que sale este año y se enfrenta al marrón de igualar o superar el éxito de su álbum debut, ‘Bad Blood‘, que vendió cerca de cuatro millones de copias en 2013 gracias a hits como ‘Pompeii’, ‘Of the Night’ u ‘Oblivion’.

‘Good Grief’ es un pegadizo número ochentero compuesto por el mismo Bastille, de nombre real Dan Smith, y producido por él junto a Mark Crew, a quien ya encontramos en los créditos del primer disco del grupo, además de en el de otros para gente como Taylor Swift o The Wombats. Pero lo mejor de esta canción es que incluye un sample de la voz de Kelly LeBrock en la película de culto de los 80, ‘Weird Science’, que no mola tanto como el sample de ‘Las chicas de oro’ en ‘Golden Girls’ de Animal Collective, pero casi.

Sobre este nuevo trabajo, Bastille comenta que es un paso adelante en cuanto a sonido pero también en cuanto a temática.“Si nuestro primer disco trataba de crecer y de la ansiedad que el proceso conlleva”, explica Smith, “el segundo trata del intento de que el mundo que te rodea tenga sentido, tanto por tu visión de éste, como por cómo es presentado por los medios. También aborda las preguntas que te haces sobre el mundo y sus gentes.”

MadCool corregirá errores en su segunda jornada

0

madcool--Uno de los incidentes vividos en la primera jornada de festival en MadCool tenía lugar en el párking, pues había usuarios que habían pagado 16 euros por reservar su plaza, encontrándose con que aparcar era gratis. El festival comunica que el dinero será devuelto en una nota de prensa enviada esta misma mañana. Además, prometen más mejoras para hoy mismo y agradecen comentarios:

«Con el fin de subsanar las incidencias ayer sucedidas, Mad Cool Festival devolverá el 100% del importe a aquellos que adquirieron tickets de acceso al parking para el jueves 16 (ticket de día) y el 50% del importe a aquellos que adquirieron abono de parking de tres días (ticket abono). El dinero será devuelto mediante el sistema informático automáticamente a la cuenta del usuario la próxima semana. Hoy el sistema funcionará como estaba previsto.

Buenas noticias: El sistema cashless ha sido restablecido. Paralelamente, durante las jornadas del viernes y sábado, facilitaremos el pago en metálico en barras y food trucks. Todos aquellos que hayan recargado su pulsera y no hayan podido hacer uso de dicho dinero, recibirán el reembolso del mismo la próxima semana.

Muchas gracias por vuestra paciencia y por vuestros comentarios. El objetivo de Mad Cool es mejorar a cada paso y ofrecer a nuestros clientes todas las facilidades posibles».

Mumford & Sons materializan en ‘Johannesburg’ su raro éxito en Sudáfrica

0

13043393_10154190680773793_5766575853353756791_nA comienzos de año, Mumford & Sons se fueron de gira por Sudáfrica, un país muy poco frecuentado por las giras internacionales de los grupos en general, que, sin embargo, agotó todas las entradas. El grupo ofreció sus primeros conciertos en el país en Ciudad del Cabo y, antes de volar a Durban, terminó de rematar las maquetas que conformarían su nuevo EP, ‘Johannesburg’, que sale hoy.

Se trata de un mini álbum compuesto por canciones junto a Baaba Maal, Beatenberg y The Very Best, a los que recordarás por ‘Warm Heart of Africa‘, grabadas en el Studio 2 y en el Auditorium of The South African Broadcasting Corporation de Johannesburgo durante una sesión de dos días íntegros (con sus respectivas noches). Las ha producido el grupo junto a Johan Hugo de The Very Best. La primera canción, ‘There Will Be Time’, entró directamente al primer puesto en Sudáfrica tras su edición a finales de enero.

Sobre este nuevo trabajo, que sucede a ‘Wilder Mind’, el grupo escribe: «cuando escuches este disco, intenta imaginar el caos absoluto de un estudio arcaico, con los músicos hombro con hombro, una par de botellas descorchadas, llevando adelante la grabación, mientras que un equipo de ingenieros y las manos del estudio que revoloteaban alrededor intentan desesperadamente que la grabación salga adelante. Después intenta visualizar y oler la tormenta tropical que barrió Pretoria durante 15 minutos con una tromba de polvo, mientras esta canción atronaba desde el escenario. Ha sido un trabajo duro, pero es un gran trabajo, sólido.”

Bob Moses, Sevdaliza, Jamie Woon y 65daysofstatic, entre lo mejor de la primera jornada de Sónar

1

kelela_arielmartini

Repasamos la primera jornada de Sónar 2016, que celebra este año una nueva edición, con crónicas de Jamie Woon, Bob Moses y Kelela, además de Fatboy Slim, que desconcertaron, y 65daysofstatic, que presentaron su nuevo espectáculo audiovisual en colaboración con Playstation.

Os recordamos que podéis seguir el festival en directo a partir de su streaming oficial.

Sin llegar a representar tendencia, desde Francia es frecuente que lleguen propuestas que mezclan máquinas con raíces étnicas, house o influencias de bailes occidentales. La elección de programar a los parisinos Acid Arab, a tenor de lo visto en pleno arranque en el Sónar Día en uno de los escenarios con más aforo -el SonarVillage-, fue de lo más acertada. El dúo, a cuatro manos, recurrió a elementos houseros con bases contundentes y el mismo poder hipnótico que el acid, sobre melodías y voces árabes constantemente presentes -un atrevimiento en la programación con la que está cayendo-. Entre el público la propuesta funcionó a ratos: no nos abstrajo tanto como en su día por estas lindes Omar Souleyman, pero también es cierto que el grado de folclore no era el mismo que con el sirio. Sr John.

Teníamos verdadera curiosidad por ver a Sevdaliza, cómo confluyen sus raíces iraníes, su vocación rap y su inevitable sensualidad corporal, sin pasar por alto que fue una jugadora destacada de baloncesto. El resultado fue espectacular ante la tormenta de bajos y el refuerzo de un batería, con efectos que tenían mucho de las producciones de Arca, de Amy Winehouse, de Portishead o de los trabajos más minimalistas de Carlos Jean. Todo además muy digerible teniendo en cuenta que estábamos casi de sobremesa. No deberíamos perderle la pista… Ni Lucas tampoco, el chico que estaba en la primeras filas y al que Svedaliza dedicó una canción después de preguntar su nombre. Sr John.

Un sonido de alarmas y helicópteros introduce el concierto de King Midas Sound y Fennesz en el espacioso y humeante SónarHall. El grupo de dub y hip-hop y el guitarrista y artista sonoro editaron disco conjunto, ‘Edition 1’, a través de Ninja Tune hace unos meses y sus canciones, entre las que destacaron ‘Mysteries’, ‘Melt’ o ‘Loving or Leaving’, además de los instantes más ambientales marca Fennesz, adquieren una dimensión esotérica en directo, donde prácticamente encuentran su razón de ser, pues suenan espectaculares. La combinación de melodías narcóticas y beats sísmicos de King Midas Sound y los arenosos paisajes digitales de Fennesz, que envuelven la sala con tanto vigor que casi podrías tocarlos, expresa una fuerza subyugante, irresistible, que, por momentos, hace parecer al grupo una especie de Portishead venidos de un remoto futuro distópico. Totalmente recomendable. JB

El concierto de Jamie Woon en SónarDÔME empieza con mal pie, pues su micro no va. Mal asunto teniendo en cuenta que su preciosa voz es uno de los motivos principales por los que asistimos a su espectáculo. El problema no tarda en arreglarse (solo unos segundos desde el inicio del primer tema, ‘Movement’) y, a partir de ese momento, el concierto se desarrolla con normalidad. El músico, tímido pero dotado de una sonrisa contagiosa, presenta su último disco, ‘Making Time’, extrayendo del mismo cortes tan buenos como ‘Message’, ‘Dedication’ o una coreada ‘Sharpness’ de la que Woon y su banda desarrollan una versión progresiva que resulta un gran acierto. De su álbum debut Woon rescata, por supuesto, una ‘Night Air’ que sigue molando tanto ahora como cuando salió hace cuatro años. Al contrario que Woon: él mola más ahora. JB

La escasa media hora que tuvimos para disfrutar de la sesión de The Black Madonna, de camino a Kelela, fue de absoluta comunión, con una grada abarrotada de filiación queer, y arroyando con ese house de media tarde tan contagioso que no puedes dejar de bailar tras las gafas de sol. Ya en el SónarHall, uno de nuestros escenarios favoritos sobre todo por esas cortinas laterales rojas tan David Lynch, la norteamericana Kelela contaba con bastante número de seguidores. Producida por Arca, que actuó el año pasado en el mismo lugar, no se extendió más de cuarenta minutos, lo que supo a poco teniendo en cuenta que tenía una hora programada. Aun así nos encandiló con temas como ‘A Message’, que junto a ‘Rewind’ fueron los más vitoreados. Un repertorio bastante cuco para el escaso material que tiene publicado desde que llevamos oyendo hablar de ella y que nos pidió dar palmas sin parar en varias ocasiones. FKA twigs, puedes estar tranquila, pero no te duermas en los laureles. Sr John.

Como si de un concierto callejero se tratase, el show de iNSANLAR en SónarDÔME empieza un poco sin previo aviso. El grupo turco, liderado por el músico y coleccionista de vinilos Baris K, aparece en el escenario para montar sus teclados, su buzuki y sus cosas y comienza a tocar durante la misma prueba de sonido, a partir de la cual va construyendo un concierto improvisado al que le cuesta arrancar pero que pronto encuentra el ritmo, que irá a más y más hasta su mismo final, con el público extasiado y con ganas de más. La mezcla de folk turco y música de baile del grupo, materializada en largos mantras que se apoderan de tu cuerpo sin que lo quieras, es completamente infalible. Promotores y promotoras, ¡traedlo más a España! JB

El dúo canadiense Bob Moses fue una de nuestras revelaciones favoritas el pasado año. Ver atardecer en el escenario principal del Sónar de Día siempre es un lujazo para los fieles seguidores del festival y también para los nuevos. La primera jornada suele ser de calentamiento, mucho menos concurrida que la última del sábado, y así se produjo el ambiente ideal para escuchar su pop minimalista con altas cuotas de electrónica, aunque no faltaron las notas de guitarra de su cantante. Quienes ya los conocían los disfrutaron doblemente por temas como ‘Tearing Me Up’, ‘Talk’ y ‘All I Want’, y quienes los desconocían percibieron a buen seguro una grata sorpresa que esperamos crezca en el futuro. Sr John.

La apuesta de 65daysofstatic en el auditorio SónarCOMPLEX prometía. El grupo de post-rock electrónico inglés, formado por Simon Wright (bajo, sintetizador), Joe Shrewsbury (guitarra), Paul Wolinski (piano, guitarra, programación) y Robert Jones (batería), presentó su nuevo trabajo, la banda sonora de ‘No Man’s Sky’, el nuevo videojuego de Hello Games para Playstation 4, acompañado por proyecciones del mismo videojuego, que debería salir en algún momento de este año y pinta de lujo. El grupo brilló especialmente en sus momentos más agresivos, demostrando un sonido y un dominio de los instrumentos portentoso, especialmente en cuanto a sus exploraciones más abstractas se refiere. Absolutamente imperdible. JB.

El concierto inaugural, mejor dicho la sesión de dj, a cargo de Fatboy Slim en el SonarClub fue una auténtica locura y desfase: lleno hasta la bandera y público más que satisfecho gracias a la entrega, desde el escenario, del que en su día fuera el bajista de Housemartins; mucho autobombo, mucho hooligan bailando y dándolo todo como si no hubiera un mañana; pantallas en las que aparecía con frecuencia la cara de Norman Cook pasada por la aplicación para fotos MSQRD… No faltaron canciones propias como ‘Rockafeller Skank’, homenaje de menos de dos minutos a Prince o el ‘Psycho Killer’ de los Talking Heads. Ni por esas nos embaucó, pero como me dijo un acompañante: «sabiendo lo que vienes a ver, porque ya lo vimos hace un par de años, ¿por qué no te callas, te dejas llevar y disfrutas». Sr John.

Foto Kelela: Ariel Martini.

Sigue el Sónar 2016 en directo

0

jamesblake-nosinglesEsta semana ha empezado la nueva edición de Sónar, el festival de música electrónica de Barcelona. Este año, en colaboración con la plataforma de la televisión nacional francesa Culturebox, el festival retransmitirá en directo más de 35 conciertos completos de Sónar 2016, entre los que destacan James Blake, Skepta, Yung Lean o Roots Manuva, y ofrecerá imágenes en Video On Demand después del festival. El live stream estará disponible en todo el mundo a través de este enlace, además de en varios de los principales medios asociados del festival y de medios nacionales europeos asociados a la European Broadcasting Uniion. También podrás seguir las principales conferencias de Sónar+D a través de su site.

Puedes consultar los horarios de las retransmisiones a través de este enlace.

Skepta / Konnichiwa

1

Konnichiwa_by_Skepta_coverMucho se ha hecho esperar Skepta, una de las figuras más importantes del grime, para publicar su nuevo álbum, pero no ha decepcionado a nadie. ‘Konnichiwa’ es un álbum fiel a sus raíces pero actual, con muy pocas concesiones al mundo del pop y sobre todo muy bien equilibrado entre un comienzo de disco vertiginoso y una segunda mitad que esconde tres -casi cuatro- de sus singles principales.

La primera, en la frente. La canción titular es un tema de 3 minutos en el que Skepta tiene tiempo para criticar al Primer Ministro Británico, postularse como nuevo MC Hammer, reivindicar ‘Fix Up, Look Sharp’ de Dizzee Rascal, mencionar la muerte por apuñalamiento de su colega Lukey Maxwell o citar al nigeriano Wizkid, todo ello para presentar el álbum -ya sabéis qué significa «Konnichiwa»- y recordar quién manda pero a la vez a quién no se le ha subido la cabeza.

Si esta canción inicial logra quedarse en tu cabeza gracias a un riff de piano, la segunda, ‘Lyrics’, lo consigue gracias a un sonido tipo Nintendo como sacado del ‘Low’ de David Bowie. Y si esta otra canción samplea a Wiley para hablar de la escena grime y de las canciones que hablan de otros artistas, Wiley es invitado en la siguiente, ‘Corn on the Curb’, que muestra a Skepta contrario a los «beefs» por chorradas a través de las redes sociales. Ojalá cunda el ejemplo de ese «I don’t want a like, I don’t want a follow» y cale la ironía de ese «Diss me today, link me tomorrow». «I don’t care about VIP / I’ve got very important places to be», concluye.

Aunque ‘Crime Ridding’ es el único tema algo anodino del disco junto al penúltimo ‘Detox’, el nuevo disco de Skepta no decae con una ‘It Ain’t Safe’ que no puede ser más callejera (sirenas de policía, no bocinazos, aparecen en un par de pistas) y ya la retahíla de singles que mencionaba al principio, y a la que podríamos sumar en cualquier momento la interesante ‘Numbers’ co-producida por Pharrell, aunque quien parezca tras ella sea el Kanye West de ‘Yeezus’. ‘Ladies Hit Squad’ es más banal entre «twerking», moda y robo de «swags», pero la melodía de entonada por A$AP Nast es tan R&B que podría haber sido adaptada por el amigo Drake. ‘Man‘, que se inspira en ‘Regular John’ de Queens of the Stone Age, es tan anti-hit como ‘Woo’ de Rihanna (aunque curiosamente ha llegado semanas después) y ‘Shutdown’ y ‘That’s Not Me’ tienen un ligerísimo toque comercial sin renunciar a sí mismo que encandilará a los fans blanquitos de los Streets más divertidos.

Cierra el álbum la única canción de amor, ‘Text Me Back’, y ni siquiera es precisamente una balada. Sus ritmos cortados y su sonido sucio están en sintonía con el resto aunque la letra muestre algo más de debilidad. ‘That’s Not Me’ es un alegato anti-Gucci y anti-marcas, y una de las canciones en las que Skepta se postula como el puto amo. No hacía falta: es el único elemento pesado y sobrante de un disco que recuerda que no habrá género que pase o empiece a pasar de moda si es tan sólido como este.

Calificación: 8/10
Lo mejor: ‘Shutdown’, ‘That’s Not Me’, ‘Ladies Hit Squad’, ‘Man’, ‘Numbers’
Te gustará si: conectas más con la escena británica que la americana aunque sólo sea porque esta gente se pasa por el Sónar y el FIB.
EscúchaloSpotify
Cómpralo: Amazon.

EnoFestival continuará reivindicando el «sonrojante» lugar del vino en España con buenos conciertos

1

joecrepusculoEste año habrá una nueva edición de EnoFestival, el festival que reivindica el lugar del vino en nuestra cultura en general y en la cultura musical independiente en particular. Hace un par de meses compartían una serie de datos que ellos mismos tildaban de «sonrojantes»: España es uno de los grandes productores mundiales de vino: primero en el ranking por superficie plantada, primero por producción de vino en la campaña 2013/2014, superando a Italia y a Francia, y primer exportador mundial en términos de volumen en el interanual a septiembre de 2014. Sin embargo, el consumo interno de vino en España sigue ofreciendo unos datos muy preocupantes. A día de hoy, se sitúa en una estimación por debajo de los 20 litros por persona y año, lo que supone estar a la cola de Europa».

Continuaban: «El consumo de vino por persona al año ha caído un 15% en 12 años (2000-2012), ostentando el 19º lugar del mundo en el ranking de consumo, muy alejado de las cifras de otros grandes productores de vino como Francia (47,7 l/p), Portugal (42,5 l/p) e Italia (37,1 l/p), que ocupan el 2º, 3º y 4º puesto del mundo respectivamente. España exporta más vino del que consume por cuarto año consecutivo. Actualmente, el precio de los vinos españoles a nivel internacional se sitúa en 1,10 euros por litro, lo que refleja el nivel más bajo del mundo».

Tras aportar estas interesantes cifras, indignantes para todos los que preferimos el vino a la cerveza, se ha anunciado el cartel de la nueva edición. Y será en una nueva ubicación, el próximo 1 de octubre en el Teatro Goya de Madrid (antigua sala Aqualung).

Los primeros confirmados son Joe Crepúsculo, Trajano!, Los Nastys y Luis Brea y El Miedo. Detalles, en la web oficial.

Christina Aguilera recuerda a las víctimas de Orlando en ‘Change’

87

christina aguileraChristina Aguilera ultima estos días su nuevo disco, el sucesor de ‘Lotus’, editado en 2012. Es un momento crucial para la cantante, que no logra un verdadero éxito comercial en solitario desde hace una década a pesar de su recurrente presencia en la televisión americana como jueza en The Voice y de sus últimos éxitos junto a Maroon 5, Pitbull y A Great Big World, con quienes ganaba un Grammy el año pasado.

La decadencia comercial de Aguilera no parece pasar por la calidad de sus últimas canciones. Ciertamente tanto ‘Bionic’ como ‘Lotus’ adolecían de una importante incoherencia interna, tanto estilística como en cuanto a la calidad del conjunto de las composiciones, pero ‘Your Body’, por poner un ejemplo, es uno de sus mejores sencillos y fue un sonado fracaso comercial. ¿Acaso el público general no ha asumido que la portentosa voz de Aguilera pueda encajar con estilos más electrónicos como los de aquella canción o como con los que experimentó en su disco de 2010? ¿Tuvo el «boom» de Lady Gaga algo que ver con el bajo perfil comercial que ha arrastrado Aguilera desde su recopilatorio de éxitos? ¿Es que, sencillamente, cae mal?

En cualquier caso, parece que el ansiado éxito comercial de Aguilera ha de pasar por un cambio de sonido y eso es, más o menos, lo que presenta el nuevo sencillo de la cantante, ‘Change’, que Aguilera ha querido publicar en apoyo a las víctimas de la masacre de Orlando acontecida el pasado domingo. Estamos ante una balada electrónica estilo Imogen Heap con melodías góspel, un bonito tema interpretado con la maestría vocal que caracteriza a Aguilera, quizá no tan bueno para ser single, pero sí lo suficiente para darnos una pista de por dónde puede ir esta vez los tiros. ¿Es este el «cambio» que necesita la cantante para volver a saborear las mieles del éxito que logró con ‘Back to Basics’?

Todos los beneficios de ‘Change’ serán donados a las familias de las víctimas del tiroteo en Pulse a través de National Compassion Fund.