Alessia Cara pasó hace unos meses por nuestra sección «Revelación o timo«. En aquel momento, en base a su tema ‘Here’, que usaba el sample del famoso ‘Ike’s Rap’ de Isaac Hayes que utilizaron Portishead y Tricky en mitad de los 90, comentábamos que, ante el revival del R&B que protagonizó FKA twigs el año pasado, no nos extrañaba que Alessia estuviera despertando tantas pasiones.
Ahora llega el momento de la verdad para Alessia Cara, pues anuncia su debut, que a duras penas puede ser más inminente: sale el 13 de noviembre y tiene un nombre que lo dice todo en cuanto a ambición y desafío, ‘Know-It-All’ («sabelotodo»). Atentos al tracklist en su paso de ‘Stars’ a ‘Scars’.
01 17
02 Here
03 Outlaws
04 I’m Yours
05 Four Pink Walls
06 Wild Things
07 Stone [ft. Sebastian Kole]
08 Overdose
09 Stars
10 Scars
Deluxe:
11 Here (2 AM Version) *
12 River of Tears *
13 My Song *
Como apunta Pitchfork, podéis oír varias de las pistas en el EP que ya está en las plataformas de streaming.
Se han hecho muchas parodias de ‘Bitch I’m Madonna’, el único hit de Madonna en Youtube (único vídeo suyo que ha recibido un certificado de Vevo por sus más de 100 millones de reproducciones), pero pocas divertidas. Las más exitosas atacan su edad sin demasiada imaginación, como esta que acumula 9 millones de visitas hecha por Bart Baker, que ha dejado un buen chorro de comentarios a favor y en contra, más de 10.000.
La última viene a cargo del actor porno Pablo Hernández (no confundir con el futbolista del Rayo), quien primero la subía a Spotify el pasado mes de septiembre con portada tipo ‘Erotica’ y transformada en una canción de orgullo gay pasivo, reivindicando el sexo anal de manera mucho menos elegante que Carlos Berlanga. Ahora insiste con un vídeo en el que juega con esa estética porno que le resulta tan familiar. En realidad, lo mejor es alguna ocurrencia de la letra. Hace de Nicki Minaj (más o menos) la travestí, la travesti Manila Luzon, conocida, cómo no, por RuPaul’s Drag Race.
El vídeo de ‘Bitch I’m a Bottom’ no llega a ser explícito por poca cosa, por lo que no hay nada que justifique que desaparezca de Youtube, donde acumula más de 200.000 visitas en un par de días.
Os recordamos que falta un mes para que Madonna actúe en Barcelona. Entradas, aquí.
Los catalanes Mujeres, cuyo último disco ‘Marathon‘, por cierto, hemos visto este verano destacado en una Fnac totalmente random de una ciudad francesa que no es París, estrenan nuevo vídeo. Se trata de ‘Lose Control’, que sigue siendo un tiro con las figuras geométricas en blanco y azul aportadas por el director Lope Serrano. Así lo explica: «jugamos con las formas geométricas que, por defecto, te da el Final Cut en su filtro de Mask Shape, decidimos unirlas con dos colores fuertes y antagónicos que crearan un interesante choque cromático y editamos la canción con este austero material».
Canada llena el mailing para prensa de gifs animados y concluye: “El resultado es un material directo e impactante que recoge la esencia de Mujeres y te la pone en la cara sin dejarte escapar, ensalzando la energía inigualable de uno de los mejores grupos de rock que ha dado nuestro país”.
Lo cierto es que tienen razón y tendrás la oportunidad de comprobarlo próximamente en la gira de Mujeres, que durante las próximas dos semanas les llevará por distintos puntos de la geografía española:
Viernes 23 de octubre – Super 8 – FERROL
Sábado 24 de octubre – Sala Karma – PONTEVEDRA
Domingo 25 de octubre – Le Club – A CORUÑA
Viernes 30 de octubre – El Sótano – MADRID
Viernes 6 de noviembre – El Rec – TARRAGONA
A pesar de una clarísima falta de entusiasmo, este domingo 25 de octubre se celebra la gala de los EMAS, o lo que es lo mismo la versión europea de los premios MTV. Parten como favoritos Ellie Goulding, Major Lazer, Mark Ronson, Taylor Swift y Wiz Khalifa, todos ellos nominados a mejor canción del año (Ellie parece la única que va a actuar).
Hoy se ha confirmado que Justin Bieber también actuará en la ceremonia, justo unos días antes de pasarse por El Hormiguero. «Tengo muchas ganas de compartir esta actuación y el nuevo material con mis fans de todo el mundo. Los EMAs son siempre una pasada. Estoy encantado de volver, va a ser genial», ha declarado. Bieber ya tocó ‘What Do You Mean‘ en la gala americana de los MTV VMAs, por lo que quizá estrene su single ‘Sorry’, que sale este mismo viernes… coincidiendo con ‘Hello’, lo nuevo de Adele.
Además, Charli XCX, el rapero británico Tinie Tempah y la modelo Hailey Baldwin entregarán varios premios a lo largo de la noche. Presentan Ed Sheeran y Ruby Rose y los siguientes artistas son los confirmados para actuar. Como veis, Rudimental planean darle un buen empujón a su sencillo con Sheeran incluido en ‘We the Generation‘.
Actuaciones confirmadas en los MTV EMAs
Justin Bieber
Pharrell Williams
Ed Sheeran & Rudimental
Ellie Goulding
Jason Derulo
Tori Kelly
James Bay
Jess Glynne
Twenty One Pilots
Andrea Bocelli
En la gira de presentación de ‘Carrie & Lowell‘ -uno de los mejores discos de Sufjan Stevens– que recientemente pasaba por Madrid y Barcelona, el artista revestía de electrónica algunas de estas intimistas y acústicas canciones, haciéndolas sonar más bien como pistas del álbum anterior, ‘The Age of Adz‘.
Una de ellas era ‘Blue Bucket Of Gold’ y precisamente por eso Sufjan Stevens ha decidido compartir la nueva versión de manera oficial a través de Youtube. Y lo hace además con una versión reducida que le agradecemos, pues en vivo se extendía hasta los 10 minutos y nuestra corresponsal, hardcore fan, concluía: «‘Blue Bucket of Gold’ cerró con un final de diez minutos, que casi parecía una versión instrumental de ‘Impossible Soul’. Preciosísimo, pero lo alargó tanto que casi le pedimos la hora. El único punto menos álgido».
Os recordamos también que actualmente nuestros foreros escogen las mejores canciones de Sufjan Stevens mediante un SUFVIVOR que tiene lugar durante estas semanas. Ya vamos por el top 50: la cosa se va poniendo emocionante y ‘Blue Bucket Of Gold’ todavía no ha sido eliminada. ¿Hasta cuándo durará? No dejéis de participar (o luego no os quejéis si gana ‘Chicago’).
Aquí, la canción original tal y como sonaba cerrando ‘Carrie & Lowell’.
Desde este viernes 23 de octubre y hasta el próximo 19 de diciembre, la Sala Razzmatazz celebra su 15º aniversario. Para celebrarlo, como es habitual, se alternará la realización de conciertos con entidad propia y sesiones y lives enmarcados dentro de la programación de RazzClubs los fines de semana. JENESAISPOP regala un abono doble que servirá para todos los conciertos y sesiones del aniversario de Razzmatazz y además recomendamos particularmente 10 de estos eventos (entre otros que repasaremos durante las próximas semanas, como Vintage Trouble o What so Not).
Si recordamos que además de estos shows podrás ver a gente de sobra conocida como Peter Hook, Ellos, DMA’s, Editors, Delorean, Tiga, La Prohibida, entre un etcétera casi infinito, este abono vale su peso en oro. De hecho, no hay abonos a la venta, se venden entradas para cada show/dj set/live por separado.
Belle & Sebastian
Que Belle & Sebastian no están en un buen momento creativo es algo que sólo piensa lo más esnob de nuestra web y la red en general. En el mundo real han agotado las localidades para verles en La Riviera de Madrid, viéndose obligados a añadir una segunda fecha para la presentación de ‘Girls in Peacetime Want to Dance’. En Razzmatazz actúan el 11 de noviembre con Other Lives como teloneros y qué duda cabe de que este es el nombre más importante de este aniversario.
Flight Facilities
El dúo australiano, con tanta inquietud por el soul como por el nu-disco, ha remezclado a gente como Holy Ghost o Cut Copy sin descuidar su material propio, como su álbum ‘Down to Earth’. Puede que los recuerdes por aquella patochada promocional (tan mona) que hicieron con Kylie Minogue (un a capella de su single ‘Crave You’), pero lo que no puedes descuidar son temazos como ‘Heart Attack’ o ‘Two Bodies’, perfectos para fans de Röyksopp y los últimos Everything But the Girl de los 90. Actúan el 20 de noviembre en Razz Clubs.
Purity Ring
Purity Ring encandilaron a la crítica con ‘Shrines‘ y en nuestra redacción hemos apostado fuerte también por su giro popero en el excelente ‘Another Eternity‘ editado este año. El grupo, que acaba de estrenar en Apple Music un gran vídeo que reinventa una de las canciones clave del disco, ‘Begin Again’, también actuará en Madrid el 14 de noviembre, y será el 13 de noviembre cuando estén en la Sala 2 de Razzmatazz.
Four Tet
Aunque Four Tet acaba de sacar disco, ‘Morning / Evening‘, su visita a Barcelona no será en solitario sino en colaboración con otros dos maestros de la electrónica de club, Floating Points, de quien os hablamos con motivo de la pasada edición del Sónar, y Daphni, el proyecto paralelo de Caribou. Los tres ofrecerán una sesión conjunta de 6 horas para la que la sala ha elaborado una «configuración especial de sonido envolvente». Esta cita es el 25 de octubre.
Alex Metric
Puede que el nombre de Alex Metric no te diga demasiado, pero si te refrescamos la memoria y te contamos que es el hombre (en la foto) detrás de aquella canción que recuperaba la voz de Stefan Storm de The Sound of Arrows hace unos meses en la pegadiza ‘Heart Weighs a Ton’ puede que la cosa cambie. Además, ha remezclado a gente tan importante como Phoenix, Depeche Mode, Gorillaz, y triunfado con pistas como ‘Always There’, ‘Hope’ o la irresistible ‘Open Your Eyes’ con Ian Brown. Alex Metric estará el 28 de noviembre en Razz Clubs.
Craft Spells
Los californianos Craft Spells dieron mucho que hablar hace unas cuantas temporadas con su álbum debut, ‘Idle Labor’. No se ha vuelto a oír tanto de ellos tras la publicación de su segundo disco, ‘Nausea‘, que contenía joyitas pop como ‘Kemorebi’, pero eso no significa que hayan dejado ser una de las propuestas destacadas del cartel de Razzmatazz. Además, acaban de publicar tema nuevo, ‘Our Park By Night’, cuyo vídeo «no oficial» resulta tan frío y evocador (en el mejor de los sentidos) como su propio título. Concierto el 3 de diciembre.
Zola Jesus
Tan pronto como la semana que viene se producirá el concierto de Zola Jesus en el aniversario de Razzmatazz, en concreto el jueves 29 de octubre. Es verdad que hace ya un año de ‘Taiga‘, pero también lo es que esta será su primera actuación en la ciudad desde 2010, tras su consagración con ‘Conatus‘ y luego este último disco. Has podido verla en el FIB y en otros lugares del mundo, pero no por aquí. Además, hace sólo dos meses presentaba nuevo vídeo para este disco, ‘Nail’. Os recordamos que Zola Jesus también actuará en Madrid y BIME.
Josep Xortó
Josep Xortó llega al quince aniversario de Razzmatazz con un nuevo hit de culto en ciernes bajo el brazo, ‘Això que sona és nostra’ («esto que suena es nuestro»), una versión al catalán del clásico de los 80 ‘Come On’ de los barceloneses Jules Tropicana que encuentra al músico en su esencia, que es el italo-disco. El tema, que se suma a canciones tan dignas del repertorio de Xortó como ‘Atmosphere’, ‘When People Sleep’ o ‘I Remember’, es una colaboración con The Congosound, el proyecto musical del director Carles Gongost, y su vídeo es un extracto de la pieza de videoarte ‘Abans de la casa / Un biopic inestable a través del Sonido Sabadell’ dirigida por el mismo Congost y publicada este año. Esta cita, carne de Pop Bar, es el 6 de noviembre.
Little Boots
Botitas sigue siendo actualidad aunque ya desde un plano menor al de años atrás, cuando triunfaba con canciones como ‘Remedy’ o ‘Stuck On Repeat’. Lo suyo es hacer vibrar la pista de baile y, tras el digno ‘Nocturnes‘, que contenía clásicos perdidos como ‘Every Night I Say a Prayer’, ‘Shake’ o ‘Broken Record’, ha editado este año ‘Working Girl‘, que suma otros posibles hits a su repertorio de directo como ‘Better In the Morning’, ‘Get Things Done’ o ‘No Pressure’. Lo comprobaremos el 12 de diciembre.
Abdulla Rashim
Para seguidores del techno minimalista, la propuesta del sueco Abdulla Rashim es una opción excelente. No es, desde luego, difícil dejarse seducir por este compendio de ritmos cavernosos y ambientaciones celestiales que podemos encontrar en cortes como el que escucharéis a continuación o en su disco de 2014, ‘Unanimity’, que conjuga belleza y misterio en la vena de artistas como Andy Stott o el propio Floating Points. Para bailar entre humo el próximo 27 de noviembre.
Para ganar el abono doble que regalamos para el aniversario de Razzmatazz, enviad un mail a jenesaispop@gmail.com indicando a cuántos conciertos y sesiones iréis y cuáles os hacen más ilusión y por qué. La persona más original será proclamada ganadora. El plazo de participación acaba este viernes 23 de octubre a las 11.00.
La respuesta ganadora nos la ha dejado Diego: «Haciendo el recuento de conciertos a los que quiero ir me salían 24 (si no me dejo a nadie). Hagamos cuentas: 24 por 15 euros la sesión son… 360 euros. Dos meses de alquiler. Un mes de trabajo (sí, cobro una mierda). Cuatro meses sin comer. Pero no os convenceré dando pena. Hay dos mujeres y un grupo aquí que necesito volver a ver. Son Little Boots, La Prohibida y Purity Ring. Tres actos de pop en mayúsculas injustamente delegados a la división de «hagáis lo que hagáis no venderéis jamás». Pero yo necesito verlos y transmitirles con la mirada (si no acabo al final de la sala arrollado por guiris en trance) que todo está bien, que su música nos gusta a muchos y que sigan siendo lo más, sin más. Y eso es todo. Un saludo y espero que me deis el abono o acabaré pidiendo horas extra en el trabajo y haciendo muy feliz a mi jefa».
Un anuncio en televisión en Reino Unido con 30 segundos de nueva música -que anoche se emitía en España a través de La Sexta- confirmaba el regreso de Adele. Ahora la propia cantante confirma a través de su cuenta de Instagram que el disco se llama efectivamente ’25’ y que saldrá, como anticipó HitsDailyDouble, el próximo 20 de noviembre, una semana antes del Black Friday. Esto parece su portada.
Igualmente, se ha anunciado el tracklist del disco y que mañana se estrenará el vídeo de ‘Hello’, dirigido por el gran Xavier Dolan, director de ‘Mommy‘, ‘Laurence Anyways‘, ‘Tom á la ferme‘ y ‘Yo maté a mi madre‘.
01 Hello
02 Send My Love (To Your New Lover)
03 I Miss You
04 When We Were Young
05 Remedy
06 Water Under The Bridge
07 River Lea
08 Love In The Dark
09 Million Years Ago
10 All I Ask
11 Sweetest Devotion
En las últimas horas Adele también ha compartido esta carta, en la que define el álbum como «de reconciliación» y de aceptación de la vida adulta. Este es su texto:
«Cuando tenía 7 años, quería tener 8. Cuando tenía 8, quería tener 12. Cuando cumplí 12 ya sólo quería tener 18. Entonces, después de eso, dejé de querer hacerme mayor. Siento que he pasado toda mi vida deseando lo que no tenía. Siempre deseando ser mayor, deseando estar en otro lugar, deseando poder recordar y también poder olvidar. Deseando no haber arruinado tantas cosas buenas porque estaba asustada o aburrida. Deseando no ser tan práctica todo el tiempo. Deseando haber conocido más a mi abuela y no haberme conocido a mí misma tan bien, porque eso significa que siempre sé lo que va a pasar al final. Deseando no haberme cortado el pelo, desando medir 1,70. Deseando haber esperado y, a la vez, haberme dado más prisa.
Mi último álbum fue un disco de ruptura, y si tuviera que definir el nuevo lo calificaría como un disco de reconciliación. Me estoy reconciliando conmigo misma. Reconciliándome por el tiempo perdido. Reconciliándome con todo lo que he hecho y nunca hice. No tengo tiempo para aferrarme a las migajas de mi pasado como solía hacer. Lo hecho, hecho está. Cumplir 25 años fue un punto de inflexión para mí, al encontrarme en la mitad de la veintena. Tambaleándome entre ser una vieja adolescente y una adulta hecha y derecha, tomé la decisión de convertirme en quien voy a ser para siempre, sin dejar atrás una furgoneta repleta de trastos viejos. Echo de menos todo lo relacionado con mi pasado, lo bueno y lo malo, pero solo porque no volverá. ¡Cuando estaba allí no lo quería! Muy típico. Me refiero a ser una adolescente sentada esperando, hablando de tonterías y sin preocuparme por el futuro porque entonces no importaba como importa ahora. La habilidad de ser frívolo en todo y que no haya consecuencias. Incluso seguir y romper las reglas es mejor que hacerlas. ’25’ es sobre cómo saber en quién me he convertido sin darme cuenta. Y siento que me haya llevado tanto tiempo, pero ya sabéis, lo que pasó fue la vida», concluye refiriéndose quizá al hecho de haber sido madre.
Janet Jackson y su equipo han pasado los últimos días borrando los vídeos y fotos de su gira que sus seguidores subían a Instagram. Cualquiera que subiese alguna prueba de haber asistido a la gira de presentación de ‘Unbreakable‘, el primer disco de la artista en 7 años, se encontraba a los pocos días con un correo en el que se le informaba de que estaba «violando derechos de copyright» o directamente descubría que su cuenta había sido eliminada.
Ante semejante ridiculez, la hermana de Michael ha reaccionado con un mensaje en Twitter en el que ha pedido perdón a sus seguidores y ha echado las culpas a otros: «Mi equipo es muy exigente con proteger la propiedad intelectual que estamos creando para la gira y para futuros proyectos. Nunca fue mi intención ni actuaron en mi nombre para borrar cuentas de las redes sociales. El uso de clips largos presenta un problema contractual para esos proyectos. Espero que lo entendáis. Confío en que mis fans usen esas grabaciones cortas como recuerdo y para compartir en las redes. He pedido a mi equipo que cambie su política y permita utilizar esos vídeos», lee el comunicado de la artista.
Demasiado tarde: debido a la acción de Jackson y compañía se han borrado varias cuentas de usuarios que han visto cómo todo lo que acumulaban desde que se daban de alta desaparecía por este “error”. La red social ha afirmado que está trabajando en la posibilidad de poder restaurar estas cuentas.
Hey you guys, I have been listening… I love and appreciate my fans. I want you to know that I enjoy (cont) https://t.co/BWucAbFdtW
Elefant comunica a través de nota de prensa la muerte de Gloria Van Aerssen, la mitad de Vainica Doble y hasta ahora única superviviente, pues Carmen Santonja fallecía en 2000. Su muerte se ha producido hoy en Cercedilla (Madrid) a la edad de 83 años.
Ese 2000 fue el mismo año en que se editaba el último álbum de su carrera, ‘En familia’, uno de los mejores de Vainica Doble, que ya es decir, en el pequeño sello madrileño que ha editado a Le Mans, La Casa Azul o últimamente La Bien Querida.
Gloria Van Aerssen y Carmen Santonja se conocieron en plena adolescencia, y a mediados de los sesenta decidieron empezar a componer canciones juntas, influidas por el pop anglosajón.
Además de publicar grandes discos como ‘Heliótropo’ o ‘Taquicardia‘ (considerados entre los mejores discos españoles del siglo XX), influyeron a toda una generación de músicos entre los que destacan formaciones tan sobresalientes como Pauline en la Playa, Nosoträsh o Corazón. También se codearon con el mainstream y donaron la preciosa ‘Lo eres todo’ a Luz Casal y colaboraron con gente tan dispar como Carlos Berlanga (en una revisión de ‘La funcionaria’) y Alejandro Sanz. Suya también fue la sintonía mítica de TVE de ‘Con las manos en la masa’, programa presentado durante los 80 por la hermana de Carmen, Elena Santonja.
Recientemente se reeditaba un impagable libro de conversaciones con Vainica Doble, cuyo prólogo escribió El Zurdo. El libro editado en 1983 estaba descatalogado pero podía volver a ser distribuido tras haber aparecido unos ejemplares en alguna caja de un sótano misterioso. Sus conversaciones de la época venían a demostrar que las hilarantes entrevistas que suelen ofrecer Fangoria no han inventado nada…
Os dejamos con un popurrí de actuaciones de Vainica Doble en TVE.
Junior Boys suben hoy un nuevo single a la red llamado ‘Big Black Coat’. Se trata de una pieza de 7 minutos que se sumerge tanto en su vertiente más ambiental y reflexiva como en la más bailable y llenapistas. Editada por City Slang en pleno jueves, cuando los singles tienden a ser subidos a las plataformas de streaming los viernes, avanza un nuevo disco.
Autores del inolvidable ‘So This Is Goodbye‘, Junior Boys no editaban álbum desde ‘It’s All True‘ en 2011. Eso sí, han dado señales de vida en numerosas ocasiones en otros días como hoy. Este mismo verano nos sorprendían con el 12″ de su versión de ‘What You Won’t Do For Love‘ y Jeremy también ha realizado trabajos en solitario.
Actualización: Junior Boys anuncian un nuevo disco también llamado ‘Big Black Coat’. Este es el tracklist del largo, que saldrá ya en 2016, en concreto el 5 de febrero.
1. You Say That
2. Over It
3. C’Mon Baby
4. Baby Give Up On It
5. M & P
6. No One’s Business
7. What You Won’t Do For Love
8. And It’s Forever
9. Baby Don’t Hurt Me
10. Love Is A Fire
11. Big Black Coat
Róisín Murphy estrena vídeo para otra de las canciones incluidas en su último álbum, aunque sea para poder lucir la etiqueta de «canción incluida en el disco nominado al Mercury Prize«.
El tema escogido es ‘Unputdownable’, una balada para la que la propia artista ha dirigido un videoclip, al igual que ya hizo con los de ‘Exploitation’ y ‘Evil Eyes’, todos extraídos de ese ‘Hairless Toys’ con el que la irlandesa se estrena en los prestigiosos premios Mercury.
El clip es una sucesión de estampas con influencias cinematográficas, sobre todo surrealistas, en el que Róisín Murphy aparece cantando en un extraño café luciendo diferentes vestidos, tumbada en una cama cortándose las medias o interactuando con los clientes. Todo condimentado con frases en italiano a la manera de los tráilers de las películas. De hecho, la propia Murphy ha descrito el clip como «un ridículo mejunje, un tráiler para un sueño».
Róisín Murphy publicaba este año ‘Hairless Toys’, su disco en solitario tras un EP en italiano el año pasado, y 8 años después del genial ‘Overpowered’. Este nuevo paso de la artista ha dividido a la crítica, que lo ha amado o lo ha odiado a partes iguales. Con el reconocimiento por parte de los críticos que eligen el Mercury Prize, Murphy se ha marcado un tanto a su favor.
Jesu, la banda de post-metal autora de ‘Pale Sketches’, y Sun Kil Moon, el proyecto de folk-rock alternativo de Mark Zokelek, sacan disco conjunto el próximo 19 de febrero. El álbum saldrá a través del propio sello de Kozelek, Caldo Verde, e incluirá 9 pistas, entre las que se encuentra ‘Exodus’, que acaba de estrenarse. Es una balada lúgubre sobre la muerte de uno de los hijos adolescentes de Nick Cave, Arthur, que cayó desde un acantilado el pasado 14 de julio. Cave no ha vuelto a aparecer públicamente desde lo ocurrido.
En el tema, Kozelek recuerda enterarse de la noticia durante su vuelta de Perú en marzo, y recuerda otros casos de amigos y familiares que han perdido en el pasado a sus seres queridos. La canción termina con la frase «a todos los padres y madres en duelo, os enviamos nuestro amor».
Los dos hijos de Cave con Susie Bick aparecían en su película documental de 2014 ‘20.000 días en la Tierra‘, donde hacía un cameo Kylie Minogue, que acaba de recitar para una conocida página la famosa carta de Cave renunciando a un premio MTV en 1996.
En el tema de Jesu colaboran Rachel Goswell de Slowdive y Mimi Parker y Alan Sparhawk de Low. Puedes escucharlo a continuación:
Jesu/Sun Kil Moon:
01 Good Morning My Love
02 Carondelet
03 A Song of Shadows
04 Last Night I Rocked the Room Like Elvis and Had Them Laughing Like Richard Pryor
05 Fragile
06 Father’s Day
07 Sally
08 America’s Most Wanted Mark Kozelek and John Dillinger
09 Exodus
‘Hondo’ se siente como un viaje de descubrimiento. Sole Parody explicaba en una reciente entrevista a Mondo Sonoro que en este disco pretendía realizar una exploración del cante jondo, del folklore, del «Sur del sur»; buscar las conexiones obviadas en nuestra música con África y el Oriente Próximo (previamente, hace dos años, nos había adelantado que jugaría con sonidos de Bollywood y Marruecos). Ella, declara, aspira a crear «techno-flamenco’, pero su música se escapa de etiquetas. Sole se ha sumergido, pues, en el sur y ha emergido con una obra que remite al flamenco, sí, pero a mucho más. Ha dejado atrás gran parte de lo aparecido en ‘Cásala’ (el ukelele, el aire de película imaginaria) y de la «folktrónica» ha pasado al mundo. Aquí recuerda a Lido Pimienta, por su afán de filtrar las tendencias a través del folclore de su país y a Rita Indiana, no tanto en lo estilístico, sino en la voluntad de trascender usando los géneros más populares para hablar de política, feminismo y lucha, pero sin abandonar el aliento poético.
Así, ha conseguido un disco telúrico, profundo y denso. Más elaborado, más rítmico, enormemente físico. ‘Hondo’ pide ser bailado mientras se gritan sus letras. Pero también reclama una escucha atenta. Esto no lo digo yo, lo dice la propia Sole en su sustancioso tumblr: «me gustaría que lo bajarais con buena calidad de audio. Fue tremendo trabajo la producción de este disco, hay que poder paladearle bien los detallitos». Detallitos que beben de muchas fuentes: flamenco, dub, raï, pop árabe, ritmos sudamericanos… La base electrónica se mantiene y se potencia. Desde la volcánica e inicial ‘Hemos venido a deshacerlo’, ya pone encima de la mesa sus intenciones jondas, mientras brilla la trompeta (otro de los elementos fundamentales en este álbum) sobre los toques hindúes y emerge el canto comunal de su combativo estribillo: «viejas ratas, miradnos de frente». La reivindicación, esta vez personal, sigue en ‘Por el camino largo’, un ajuste de cuentas rumbero y distorsionado, que rompe en banda sonora de film de Bollywood.
Pero no sólo hay lucha, también sentimiento, como espléndidamente demuestra ‘Hondo agujero‘, el momento más arrebatado y pop del disco, donde la dulzura del sample cinematográfico se combina con la fanfarria y el desbordante delirio melódico. El pasodoble de ‘Corazón monstruoso’ y su aire arábigo dan paso a una ‘Saetas en el aire‘ en la que a los distintivos sureños y orientales se les suma una base dub (que recuerda a ‘Angel’ de Massive Attack) y un estribillo entre la India y la jota. ‘Quise ser’, breve, purita base rítmica machacona y letra feminista («Quise por ti ser más mujer / porque creí que algo en mí no bastaba»), da paso al tramo más jondo, visceral y denso del disco. Tres temas que parecen revisitar antiguas coplillas populares andaluzas y que Sole las brama, más que las canta, empezando con ‘Dejadla sola’, de intensidad ascendente gracias a su bajo ominoso, hasta que estalla en rave trompetera; y siguiendo con la contagiosa ‘El agua es clara’ y ‘Ríos de lamentos’, con su inicio de film de ‘Las mil y una noches’ y su ritmo de paso de Semana Santa.
El final abre ventanas y airea un poco la atmósfera sofocante que Sole ha logrado fabricar. ‘Peligroso Criminal’, funky y reivindicativa, es un retorno a la frescura, con su bajo y su trompeta, y su letra también festiva: «Entro en cada casa bonita que veo. La ciudad es mi pista de baile». Y quieres obedecer a su proclama, «¡Sal bailando!», hasta el colofón con ‘Cae cae cae’, que empieza como una extraña banda sonora al borde del western, pero que se desvía al desierto de Arabia, a base de samples, panderetas, flautas hindúes… cuando la aflamencada voz de ella irrumpe para concluirla. «Lo que quiero es que ‘Hondo’ os guste, y que lo podáis tener, que sea vuestro», nos pide Le Parody desde su tumblr. Y así es.
Calificación: 8/10 Lo mejor: Hemos venido a deshacerlo, Hondo agujero, Saetas en el aire, Dejadla sola Te gustará si te gustan: los (buenos) pervertidores del flamenco, Rita Indiana, Lido Pimienta Escúchalo: Bandcamp
Todo el mundo habla estos días de la hija de Verónica Forqué y Manuel Iborra. María Forqué se ha creado un personaje que alguno ya califica como la versión española de Miley Cyrus, pero sin cantar, y si no, no hay más que echarle un vistazo a su cuenta de Instagram.
La chavala fue primero pintora, después lo intentó como actriz y ahora ha terminado aunando esas dos facetas como artista que se marca unas «performances» que no han dejado indiferente a nadie.
Nosotros, con lo que nos encanta una mamarrachada, no hemos podido resistir y hemos seleccionado algunos de los mejores momentos que nos deja un repaso a esa cuenta, imprescindible desde ya.
Un vídeo publicado por Maria Forque (@mariaforquex) el
Cubrirse la cara con recortables con formas de animales y corazones y pegarse en el hombro un bote de proteínas: el conjunto perfecto para ir a comprar el pan un día cualquiera.
Un vídeo publicado por Maria Forque (@mariaforquex) el
Y terminamos con este vídeo que resume prácticamente todo el trabajo de María Forqué. Es inevitable recordar aquella frase de ‘Muchachada Nui’, “tómalo, tuyo es, mío no”.
Letters Live, el canal de Youtube de la página Letters of Note en el que personas recitan cartas notables de la historia, tiene una invitada de excepción, Kylie Minogue. Su selección es ‘Mi musa no es un caballo’, la famosa carta que Nick Cave escribió a MTV en renuncia a su nominación a Mejor artista masculino en los MTV Europe Music Awards de 1996, y que al final ganó George Michael.
La selección no es en vano, claro, pues Kylie Minogue colaboró con Cave en la mítica balada de aquel mismo año ‘Where the Wild Roses Grow’, una de sus tantas «kylieboraciones». Ambos volvieron a cantar juntos esta misma canción en el disco de versiones orquestales de Kylie de 2012, ‘The Abbey Road Sessions‘.
En la carta, Cave escribía que la «naturaleza competitiva» de este tipo de premios dañaba a su «frágil musa» y que por ello nunca se ha sentido cómodo en ellos, añadiendo: «siempre he sido de la opinión de que mi música es única e individual y que existe más allá de las esferas habitadas por aquellos que reducen las cosas a una simple vara de medir. Yo no compito con nadie».
Kylie Minogue edita disco navideño el 13 de noviembre tras su par de EPs sorpresa con Fernando Garibay y el fracaso comercial de su último álbum de estudio, ‘Kiss Me Once‘. Hoy, por cierto, se cumplen 25 años de ‘Step Back In Time’, uno de sus grandes clásicos de los 90.
Título: ‘A Girl Called Eddy’
Artista: A Girl Called Eddy
Sello: Anti- (2004)
Con motivo del último lanzamiento de A Girl Called Eddy, ‘Been Around‘, nuestro Disco de la Semana, recuperamos el texto sobre su debut escrito por Jaime Cristóbal hace unos años.
Pocos discos son tan idóneos para recuperar este otoño como ‘A Girl Called Eddy’, cuya onda expansiva parece haberse detenido por completo once años después, y mira que este disco fue alabado por la crítica y amado por muchos aficionados que la habían conocido por su EP ‘Tears All Over Town’ de tres años antes. Mucha de la culpa la tiene por supuesto la propia Erin Moran, la brillante cantante y compositora que se esconde detrás de ese nombre artístico. Tildar su trayectoria de errática sería injusto con una artista que siempre ha maniobrado muy cuidadosamente, al margen de los designios de una carrera planificada al estilo habitual, pero lo cierto es que este fenomenal álbum no ha tenido continuación hasta la fecha a pesar de que Moran no ha dejado de componer. Quizá ese segundo LP nunca llegue, pero incluso en ese caso siempre nos quedarán estas once canciones de melancolía suprema.
Entre los numerosos contactos que Moran estableció tras la publicación de aquel primer EP hubo uno que resultaría clave: en 2002 Richard Hawley le escribió diciéndole que le gustaban mucho sus canciones y que le gustaría trabajar con ella. Aún mejor, en su misiva le comentaba que él podía “hacer sonar esas canciones más grandiosas”. Sin duda Hawley reconoció en la melancolía algo retro de esta chica de la Costa Este (Neptune, Nueva Jersey) cierto nexo en común con las canciones de su recién estrenada carrera (maravillas taciturnas como aquella lejana y maravillosa ‘Long Black Train‘.) De alguna manera el viento frío y decadente de la ciudad costera venida a menos de Erin parecía helar el corazón de manera similar al de la ciudad de Sheffield, al norte de Inglaterra, y este disco es la prueba. Como almas gemelas recién descubiertas, en cuestión de semanas la cantante estaba en un estudio de dicha ciudad con Hawley y en dos días ya habían grabado tres canciones completas, como contaba nuestra protagonista el año pasado en una entrevista con el webzine The Recoup. A lo largo de las siguientes semanas acabaron de grabar este disco que Setanta (el sello en el que estaba Hawley en ese momento) iba a sacar poco después y que sin embargo sufrió todo tipo de contratiempos. Pero primero de todo, las canciones.
El disco se abre con la otoñal ‘Tears All Over Town’, composición original de Erin Moran pero envuelta en esa melancolía británica años 2000 que encarna la música de Richard Hawley, y que tan bien les sienta a las canciones de esta estadounidense. Es seguramente una de las piezas de todo el disco con más impronta del coproductor y arreglista, que la revistió de una maravillosa escuadrilla de guitarras con multitud de armonías: guitarras distorsionadas, dobladas, de doce cuerdas, con armónicos por doquier. Junto con las cuerdas y esa producción grandiosa ‘Tears All Over Town’ define perfectamente el ambiente del disco que está por venir.
Temáticamente, la canción también establece el tono que seguirá, sin equívocos: estamos ante un disco sobre corazones solitarios, rotos. Los primeros cuatro versos lo dejan claro. “Volver a casa en metro / fingir que no estás en casa cuando alguien llama / pero nadie llama”. Pero lo que primero cautivaba al oír estas canciones por primera vez era esa voz, que recordaba simultáneamente al santoral de cantantes melódicas de los 60 -de Dusty Springfield a Karen Carpenter- y al de sus inmediatas herederas -Margo Timmins, Tracey Thorn o Aimee Mann.
Precisamente la voz, que en esa primera canción casi estaba aplastada por su fenomenal y estruendoso firmamento sónico, florece en ‘Kathleen‘ como una Dusty Springfield color ocre (conviene recordar que su nombre artístico es un homenaje al disco ‘A Girl Called Dusty’). La suavidad de todo el arreglo (escobillas y cuerdas, guitarras arpegiadas) la hacen más clásica, y revelan la otra veta de este disco, la de las melodías y secuencias de acordes a lo Burt Bacharach, trompeta incluida. Pero su ambiente mágico, perezoso y dorado, tenía algo también de contemporáneo, y las armonías recuerdan al sonido de otras bandas del cambio de siglo como The Pernice Brothers. Un envoltorio ideal para una canción dedicada a su madre fallecida, cantante amateur que en su día rechazó cantar para la orquesta del gran Tommy Dorsey. Los versos hablan de añoranza y oportunidades perdidas (“¿Por qué es tan difícil pronunciar tu nombre esta noche? (…) Todo se interpuso en el camino / y nos dejó esperando al día / en que las cosas iban a cambiar / y la vida se arreglaría para nosotras”.)
‘Girls Can Really Tear You Up Inside‘ mantiene altísimo el nivel compositivo, es una de las melodías más brillantes del disco, con giros inesperadamente bellos. El arreglo es exquisito, con cuarteto de cuerda, clavicordio, lejanos toques de guitarra, metalófono, y leves detalles de guitarra “lap steel” y se extiende, como en la mayor parte de canciones, hasta casi cinco minutos de reflexiones pausadas sobre tribulaciones románticas.
La melodía más accesible de ‘The Long Goodbye’ y sus poderosos riffs de guitarra de doce cuerdas le otorgaban un potencial comercial que no pasó desapercibido a su compañía discográfica. A pesar del poderoso muro de guitarras y eco que Hawley diseñó para esta canción, Erin consigue mantener su sutileza vocal con gran elegancia en las estrofas, y por contra elevarla con firmeza en los estribillos, haciéndola idónea para ser el single en el que finalmente se convirtió, aunque sin demasiada repercusión en las playlists de las radios de FM, a pesar de su sonido cercano a artistas de cierto impacto comercial como Aimee Mann. La estrofa inicial es de las más brillantes del disco, y un buen resumen de la historia que la canción describe, en su cruel oposición de imágenes: “invadiste mi palacio de invierno / y despojaste a mi corazón de hasta la última gota de malicia / Eres la razón por la que gané la guerra. / Ahora has hecho las maletas y estás saliendo por la puerta / No hay absolutamente nada más que decir.”
‘The Long Goodbye’ forma, junto a las dos canciones que concluyen esta cara A, la “suite” más intensamente hermosa que se oyó en ningún otro disco de aquel ya distante 2004. La primera de ellas es ‘Somebody Hurt You’, una maravilla que está diciendo “Burt Bacharach” por los cuatro costados: es la que más claramente homenajea al gigante de cabellera plateada con esa melodía y ese inusual compás extra durante el riff. La interpretación vocal es la más seductora del disco, tenue, casi ronca, y mantiene una deliciosa tensión durante buena parte del comienzo, acariciada por el arreglo orquestal de Colin Elliott, coproductor y arreglista de casi todas las partes de cuerda del álbum. La canción básicamente se sustenta en dos acordes, algo que apenas se aprecia, porque cuando una melodía es tan embriagadora, ¿qué más hace falta? En su delicadeza, completada con ese exquisito riff de Hawley, es una de las cumbres del álbum. Pero por supuesto no podía faltar la guinda de un delicioso “middle eight” a mitad de canción.
‘People Used to Dream About the Future’, cierra la cara y fue directamente la más bella balada del año 2004. También tiene un marcado ascendente Bacharach, completado con bajos “damp” al estilo de la Wreckin’ Crew y está en el punto medio exacto de las dos vertientes del disco, la de la delicadeza pianística de Moran y la de la furia guitarrística de Hawley. Una guitarra que sirve como signo de puntuación de una melodía que arrebata: “Hubo un tiempo en el que fuimos gente que soñaba con el futuro / que tenía estrellas en los ojos”. La letra es pura melancolía que, como en las mejores canciones de la historia, deja un resquicio para la redención, o al menos la aceptación: “Oh, no te vayas a llorar sobre tu cerveza / porque todo acaba en lágrimas / recuerda cuando fuimos felices.”
El reprise a modo de puente, con ese “¿adónde se fue todo?” da a la canción oxígeno, poniendo en bandeja la entrada de la orquesta, más cinematográfica y romántica que nunca, y dando pie a otro parón y “middle eight”. Sus emocionantes versos “¿cuándo dejamos de hacernos fotos? / ¿Cuándo dejaste de luchar?” nos regalan con una salida gloriosa de nuevo al estribillo (“Once we were people….”). Es sin duda la composición más redonda y ambiciosa de toda la carrera de Erin Moran, una de esas canciones que cuando se extinguen en el “fade out” sabe uno en el fondo que siguen sonando hasta la eternidad en algún universo paralelo.
Tras tanta exuberancia, la cara B modera parcialmente el revestimiento instrumental. El primer minuto de ‘Heartache‘ o la totalidad de ‘Did You See The Moon Tonight’ son el documento más preciso de todo el disco de cómo las canciones de Erin Moran debían sonar en estado primigenio, antes del tratamiento instrumental de Richard Hawley. De hecho, ‘Heartache’ ya aparecía en su EP de debut ‘Tears All Over Town’ y la comparación es esencial: lo que era una pieza delicada y con gusto se eleva aquí a galaxias de distancia: el modesto piano de la original se sustituye aquí por un suntuoso piano de cola, y los sutiles, bellísimos apuntes de cuerda completan una interpretación en la que Erin suena mucho más emotiva. Es el tipo de cosas que un gran productor aporta, y que realza una pieza cercana al “smooth jazz” ya de por sí brillante, que temáticamente (el título lo dice todo) insiste en sueños rotos e imágenes grises (“una vez hubo primavera en sus ojos / ahora sólo vientos de otoño y tristes cielos grises”).
Entre esas dos piezas de preciosismo mínimo suena ‘Life Through The Same Lens’, una canción con coros y un delicioso piano staccato muy Paul McCartney, que aporta una refrescante ausencia de melancolía musical, e incluso en las letras enfoca el desamor con una visión más positiva (“ahogándome en la dulce piscina del amor”) o directamente humorística (“deben haberse confundido con mi medicación”).
‘Little Bird‘ mantiene la línea más íntima de esta cara B, con apenas unas pinceladas de orquesta aquí o allá, en quizá la pieza más delicada, casi susurrante, de todo el disco. Una maravilla suspendida de la nada, sin percusión alguna, que completa a las mil maravillas al resto de canciones con -de nuevo- una hermosa melodía sin ningún desperdicio. Como en otras piezas, reaparece ese viejo truco de Richard Hawley, el riff de guitarra reforzado con piano eléctrico, glockenspiel, vibráfono, dándole un toque sofisticado y clásico. Colin Elliot lo completa aportando unos retazos de Moog sutilmente inquietantes en una de las canciones más magnéticas de todo el álbum, y que recuerda en ciertos momentos la delicadeza de Chan Marshall. “Héroes, villanos y viejos amantes pasan de largo / saludan tocándose el sombrero / pero ninguno me explica los porqués”.
‘Golden’ cumple a las mil maravillas su papel de final emotivo, de cierre espectacular del disco. Otra gran ”torch song” en la que la melancolía de Erin Moran confluye magistralmente con el ambiente lluvioso de Sheffield. En ella vuelven finalmente las guitarras eléctricas para añadir ese extra de rabia, reconectándola con los momentos más significativos de este ‘A Girl Called Eddy’. Los giros melódicos, especialmente ese recurrente “that it’s already golden” son simplemente majestuosos, igual que la letra, que gira en torno a los colores del amor (“así que coge el morado y el negro / y todos los colores del desamor / y arrójalos al mar y di que me quieres / guarda el plata, guarda el oro”). El bellísimo motivo de guitarra slide que sirve de broche devuelve el protagonismo a un Hawley que es obviamente el gran héroe oculto de este disco.
Hay dos momentos clave para entender lo que pasó una vez concluida la grabación. El primero ocurrió horas después de salir por última vez del estudio, tras la última y definitiva mezcla. Richard Hawley se despidió de Erin Moran en la calle diciendo “good luck playing this fucker live”, palabras que devolvieron a la cantante súbitamente a la realidad: ¿cómo iba a llevar a los escenarios un disco con tan suntuosa producción? Cuando por fin salió el disco fue uno de los problemas a los que tuvo que enfrentarse, defender un disco grandioso con una banda modesta, y sin orquestas.
El otro tiene que ver precisamente con la frase “cuando por fin salió el disco”. El sello Setanta se hundió en 2003 y con él todos los planes de lanzamiento del disco aquel año. Teniendo en cuenta que se había grabado en 2002, para cuando salió en 2004 habían pasado dos frustrantes años, con la artista ya algo distanciada de aquel momento artístico, y quemada con todo el asunto. ‘A Girl Called Eddy’ acabó encontrando un buen sello, Anti-, que en aquel momento incluía a artistas como Tom Waits o Nick Cave, pero quizá ya no era su momento. El disco vendió unas honrosas 50.000 copias y obtuvo innumerables lisonjas por parte de la crítica, pero la carrera de Erin en vez de cuajar se quedó de nuevo estancada, dejando el trono de heredera de Warwick & Bacharach durmiendo media década hasta la llegada de la menos interesante Rumer. En 2009 se rumoreó la publicación de un nuevo álbum, ‘You Get The Legs You’re Given’, y en la entrevista de The Recoup se hablaba de conversaciones con Anti- y un disco para 2014, pero de momento nada se ha materializado. El mundo tendrá que esperar hasta que este brillante disco cuente con merecida continuación. Erin lo tiene claro: «en cierto modo, siento que ‘A Girl Called Eddy’ es un disco tan perfecto que ya estoy satisfecha aunque nunca haga otro. Porque con él hice una gran declaración artística, hice el disco que quería hacer».
Como La Prohibida, Zahara publica un nuevo vídeo pero no para el tema que esperábamos, para su tema actual más escuchado en las plataformas de streaming, en su caso el vibrante y sobresaliente ‘El deshielo’, que dobla en escuchas a canciones de ‘Santa‘ que fueron oficialmente singles de adelanto.
Pero el nuevo clip de Zahara es para la balada ‘El frío’. En el vídeo dirigido por Lyona (‘Lucha de gigantes‘, Love of Lesbian, largo etcétera) vemos a la cantante en la cama con el actor Alex Maruny (‘El Club de los incomprendidos’, ‘Promoción fantasma’), que interpreta a varios de los diversos destinatarios del álbum, como nos contaba en la amplia entrevista que le hacíamos hace unos meses: «Las canciones más bonitas y las más tristes del disco van para la misma persona, pero ‘El frío’ va de cinco o seis personas que me transmitieron lo mismo. Hay muchas temáticas. Es mi disco con más espacios emocionales, visuales y sonoros. Creo que por eso está bien», nos decía.
Un bonito videoclip en el que el frío va tomando posesión, que sirve también para que recordemos que la exitosa gira de Zahara no ha terminado. De hecho, se acaba de añadir una nueva fecha en la Sala But de Madrid el 19 de diciembre tras haberse agotado las localidades para el día 18.
29 oct | MURCIA – Teatro Circo
30 oct | ALICANTE – Las Cigarreras
6 nov | CÓRDOBA – Sala Hangar
7 nov | SEVILLA – Sala Custom
14 nov | MÁLAGA – La Trinchera
20 nov | SALAMANCA – Sala Potemkin
4 dic | HUESCA – El Veintiuno
5 dic | BARBASTRO (HUESCA) – Centro de Congresos
12 dic | VALENCIA – Sala Jerusalem
18 dic | MADRID – Sala But ENTRADAS AGOTADAS
19 dic | MADRID – Sala But
Ya desvinculada de Sony, Virginia Maestro ha podido financiar su nuevo disco mediante un crowdfunding y además presentarlo en una pequeña gira con varios conciertos al día… en el mismísimo Nashville. A estas alturas de «Labuat» ya no queda ni el nombre y está claro que la artista que conocimos en ‘Operación Triunfo’ está plenamente centrada en los sonidos country, con algún matiz neo-soul, ahora reflejado en canciones como ‘The Best’ y ‘Make It Alright‘. En cuanto al lado más polvoriento de los Estados Unidos, Maestro se mantiene alejada de los bares más cochambrosos y muestra un lado más amable que otras artistas de nuestro país como Maika Makovski, Joana Serrat o últimamente Núria Graham. Fan a muerte de Brenda Lee, lo que Virginia Maestro tiene que ofrecernos sigue más cerca de lo que practica con éxito multimillonario la recién llegada Meghan Trainor. Tomando las bases de la música americana e incluso frases que tantos recuerdos nos traen como «cry me a river» o «you got a hold on me», Virginia Maestro gana credibilidad sin desviarse de la misma línea artística. El inconveniente es que ‘Blue Bird’ ya no sorprende ni engancha como ‘Night & Day’ y ‘Dream Man’ de su disco anterior o ‘The Time Is Now’ e ‘Insomnio’ de ‘Dulce hogar‘ (esta vez no hay single claro). La ventaja es que el disco se hace más corto que los anteriores sin 14 pistas ni bonus tracks, y que ‘Nothing’, cerca del clásico de Shivaree, el medio tiempo ‘Alive’, ‘On and On’ y esa ‘Places’ que podrían haber hecho los Sundays más folkies y por la que podrían asomarse las Watson Twins haciendo coros, ganan mucho con las escuchas. Esta vez le han quedado mejor las baladas.
Calificación: 6,5/10 Lo mejor: ‘Places’, ‘Nothing’, ‘On and On’, ‘You Got a Hold On Me’. Te gustará si te gustan: los dos anteriores Escúchalo: Spotify
Joanna Newsom no suele dar entrevistas pero cuando las da, las da de verdad. Con su nuevo disco a la vuelta de la esquina -‘Divers‘ sale este mismo viernes- la cantautora norteamericana está concediendo entrevistas a varias publicaciones en las que se está quedando a gusto con algunos asuntos, por ejemplo Spotify o la música EDM. En realidad, parece que por cada entrevista que da nos proporcionará un titular sobre algo que odia con todas sus fuerzas. Nosotros hemos recopilado 12 sobre las cuales ha informado tanto a lo largo de los últimos años como en los últimos días. A vuestra salud y con cariño, ahí van:
Que la llamen «elfa», «ninfa» o similares
En su interesante entrevista con Under the Radar de 2010, Newsom rememoraba los primeros años de su carrera con cierta amargura por un motivo concreto, que la crítica y el público definiesen su música y estilo como venido de una elfa o de un hada de los bosques. «Había en aquel entonces un concepto erróneo en relación a mis canciones. Me decían que eran como cuentos de hadas o canciones infantiles, recibía comentarios de que mi música era como muy jovial e inocente, y no me sentía nada identificada con eso ni creía que mi música lo fuera». «Supongo que ahora, con el tiempo, sí lo veo más», indicaba, «pero en aquel momento recuerdo sentirme muy sorprendida, es decir, sabía que hacía algo bastante raro o que yo misma sería percibida como una persona un poco rara, pero para nada me identificaba con muchas de las palabras que la gente usaba para describirme».
Leer lo que se escribe sobre ella en blogs
En la misma entrevista: «soy una chica, y soy humana, y probablemente lo que más me ofende es cuando se escriben cosas del tipo «esta chica es fea» o es «estúpida» o que su música es «basura de parvulario». Eso es lo que más energía me consume. Todo lo que tenga que ver con el trabajo es algo que más o menos puedo aceptar. He leído críticas horribles de mi música y otras que eran más o menos buenas y bien escritas o que eran hasta graciosas. Recuerdo una de ‘Ys’ con la que me partía de risa, ponía el disco a parir pero usaba muy buenos argumentos. Eso no hiere mis sentimientos, pero hay un tipo de insulto que no puedes entender y del que no te puedes defender en absoluto y que te llega dentro. Puedo estar hablando de este asunto y alguien indicar: «¿pero por qué malgastas un solo segundo de tu tiempo preocupándote de lo que un tontaina en algún estado lejano ha escrito sobre ti de manera anónima en un blog que leen cinco personas?». Pero esas son las cosas que me molestan». No extraña que Newsom dejara de leer lo que se escribe sobre ella en internet a partir de 2009, indicando que incluso lo positivo le resultaba raro y le dejaba «mal sabor de boca».
El machismo que impera en las lecturas de su estilo
En su reciente entrevista con The Guardian, Newsom habla sobre el cuestionable vocabulario que algunos medios emplean para hablar de su música. En concreto, critica que se hable de ella con machismo en comparación con artistas masculinos de su estilo como Devendra Banhart. «Es una ocurrencia infantilizante», indica. «El lenguaje minimiza y reduce la posibilidad de una profundidad narrativa». Newsom cree que cuando no se escribe sobre ella con machismo se hace a través de «códigos de feminización de las cosas» y recuerda cómo se hablaba de Banhart en comparación con ella durante los primeros años de su carrera: «[Banhart] y yo nos parecíamos en lo estético», apunta, «pero mientras de él se hablaba con términos como «excéntrico» o «psicodélico» para mí se usaban palabras como «cuentos de hadas» o «unicornios»».
Madonna
Si hay una entrevista que Joanna Newsom recordará para mal toda su vida es la que concedió a The Guardian en 2010 en promoción de su tercer disco, ‘Have One On Me‘. En ella, aparte de meterse con Lady Gaga por varios motivos que recordaremos en un instante, llamaba «tonta del culo» a Madonna para rectificar poco después en un correo electrónico, arrepentida de sus vehementes palabras contra la cantante: «no debí llamarla “tonta del culo”, escribía. «Su música y ella me han aburrido durante la última década. Creo que ella no ha sabido mantenerse de la misma manera que hay gente que no sabe mantener su bebida, pero desde luego tonta no es”. Suponemos que de ‘Rebel Heart‘ no ha oído ni el nombre.
Las redes sociales
Newsom no tiene Twitter, ni Instagram, ni Facebook. En definitiva, no está en las redes sociales y esto se debe a que, sencillamente, cree que con ellas malgastaría su tiempo. Y si ya en 2010 aseguraba que uno de los motivos de su rechazo a las redes sociales es que había «mucha basura» en ellas, lo cual es verdad hasta cierto punto, hoy es un poco más cauta y, ante la cuestión de si su música es una forma para ella de escapar del mundo moderno, responde que no es una persona tan contraria como la gente pueda creer. «No me ha resultado tan difícil no estar en Twitter o Instagram. Lo único que has de hacer es no estar y ya está. Eso no significa que lleve un saco de arpillera y que camine por los bosques y hable con los animales. Estoy en el mundo real. Trabajo muy despacio, sin embargo, y no dispongo de horas suficientes en el día como para hacer esas cosas y ser productiva al mismo tiempo. Me hubiera tomado no cinco sino diez años terminar este disco [de haber estado en las redes sociales]». Ya podrían tomar nota otros y otras, ¿verdad, Azealia Banks?
Lady Gaga
En 2010, en pleno apogeo Gaga, todo el mundo tenía una opinión sobre la autora de ‘The Fame Monster‘, lo que incluye a Joanna Newsom, que raramente daba entrevistas entonces y menos para hablar mal de nadie. Probablemente cuestionada por ella, no obstante, Newsom se quedó a gusto opinando sobre Gaga, a la que se refería como la Spice Girl «artística»: «me fascina lo vaga que es la gente admirando el modo en que [Gaga] se presenta ante el mundo, asumiendo por ello que hay un alto nivel de inteligencia en su manera de componer». La cantante indicaba que la imagen de Lady Gaga es interesante pero que «no hay nada en su música que se diferencie de otra música pop de radiofórmula», añadiendo que «simplemente usa ropa un poco más rara que la de Britney Spears, pero que ni siquiera es tan rara, sino más que nada escasa». Newsom concluía, en el correo de rectificación mencionado anteriormente: «[Gaga] vende su cuerpo y su sexualidad pero no hay nada realmente lascivo o provocador en ello a diferencia de lo que hace Peaches o incluso Grace Jones. ¡Es la Spice «arty»! Y para colmo se toma a sí misma tan en serio, hablando de sí misma en tercera persona como si fuera [Bertol] Brecht o algo así. Me hace echar de menos a Cyndi Lauper».
Los plátanos
La autora de ‘Ys‘ repudia los plátanos. Así lo admitía en su última charla con Los Angeles Times. «Me he tenido que ir de supermercados porque huelo de lejos que hay una banana pudriéndose de esas que se quedan debajo de las cestas. Esa banana ha estado ahí durante varios días, es marrón y desprende este gas. Lo huelo nada más entrar en la tienda». A continuación, Newsom comparaba su odio de las bananas con Spotify, apuntando que también algo huele sospechoso en la conocida plataforma de streaming. «Spotify es la banana de la industria de la música», señalaba. «Emite un humo. Puedes oler que hay algo raro». Y tan a gustito.
Spotify
«Spotify es como la más vil maquinación de los grandes sellos», apuntaba Newsom en la mencionada entrevista. Newsom acepta a regañadientes que la industria de la música esté cambiando en dirección al streaming pero critica duramente a Spotify por su trato de favor a los sellos. «Los sellos pueden sacar dinero de los anuncios y de la suscripción y no tienen que pagar a los artistas por nada de eso», señalaba. «[Spotify] está pensado de manera que pueda robar a los artistas y los artistas no tienen manera de luchar contra eso porque contractualmente están obligados a permanecer en el sello durante una cantidad concreta de tiempo. Es un sistema basura». Spotify respondía poco después a estos comentarios, invitando a Newsom a sentarse con ellos para hablar sobre este asunto y aclarar «algunos malentendidos sobre cómo Spotify trabaja con los artistas». ¿Se producirá este encuentro?
Los acosadores
Como icono cultural que es, Newsom es objeto de admiración e incluso de obsesión y, en su última entrevista con Rolling Stone, la cantante recuerda que varios seguidores llegaron a acosarla cuando vivía en Nevada. «He tenido alguna experiencia horrible de gente presentándose en mi casa, sobre todo antes en Nevada, y no quiero que eso ocurra aquí [en Los Ángeles] otra vez. Es muy desagradable. Existe cierto autoengaño e inestabilidad emocional [en este tipo de comportamiento] por los que probablemente debería mostrar más compasión, pero mi reacción normalmente es una ira absoluta. No soy buena cuando pasan estas cosas».
La música electrónica de baile o EDM
«De lo popular, creo que me gusta más el rap que gran parte del indie. No tengo ningún problema con la música que está compuesta con un instrumento sintético o electrónico, pero sin ninguna duda odio la mierda absoluta que es gran parte de la música EDM. No podría ser peor ni aunque se desviara de su camino para intentarlo». Poco más que añadir.
Que busques la interpretación correcta de sus letras
«Me encanta que haya gente que escuche en ese nivel [de atención]», apunta Joanna Newsom en The Fader. «Es algo que ayuda a mi terror existencial y que me da confianza creativa. Pero no hay una interpretación buena o mala». La cantante asegura que le incomoda que alguien necesite entender sus canciones para que le gusten y que no le gusta la idea de tener que dar una versión definitiva de lo que sus composiciones significan en realidad.
Cuando, por otro lado, The Guardian le informa de un curioso comentario dejado en el vídeo de ‘Sapokanikan’ en Youtube que lee «no entiendo nada pero me flipa», ella contesta que oír eso le «llena de alegría». «Es maravilloso. Son canciones, de modo que la prioridad para mí es que la melodía sea buena y que la instrumentación sea emocionante e interesante y nueva y que resuene con la gente a ese nivel. Si dicen que les encanta entonces he conseguido lo que querían […] Hay un montón de canciones que no entiendo, por ejemplo, sinceramente no tengo ni la más remota idea de lo que significa «I Am the Walrus» («yo soy la morsa») como expresión, pero no me enfado con los Beatles por no explicármelo».
Por defecto, explicar sus canciones
En su charla con Gigs In Paris, Joanna Newsom daba a entender que no le hacía mucha gracia explicar sus canciones porque, dice, nunca termina de hacerles justicia. “Cuando explico de qué van mis canciones siempre termino arrepintiéndome de cada palabra que he dicho, porque siento que he hecho un mal trabajo intentando expresar lo que quería expresar”. Entonces… ¿de qué decías que iba ‘Sadie’?
21 de octubre de 2015. Marty McFly llega al futuro desde el año 1985 a bordo del Delorean tuneado de “Doc” Brown para solucionar un incidente que ha ocurrido en su familia. Como muchos ya sabréis, ese día consignado como El Futuro en ‘Regreso al futuro II’, de Robert Zemeckis, ha llegado. Y, efectivamente, el mundo ha cambiado mucho en 30 años, tal y como imaginaron Zemeckis y su guionista Bob Gale. Si bien hoy nos sorprendemos descubriendo que fueron unos visionarios en algunas de sus invenciones (el 3D es una constante en el cine blockbuster de hoy, por no hablar de las gafas de realidad aumentada -!-), ni hay coches flotantes alimentados por basura ni skates voladores (aunque, ojo, ya existen) por las calles, ni vestimos como en una taberna de Alderaan… al menos no todo el tiempo. También ha cambiado algo que tenía gran importancia en la icónica saga de viajes en el tiempo: la música.
Recordemos que el joven McFly era el guitarrista de un grupo amateur llamado The Pinheads, y que, junto al mítico score de Alan Silvestri, en los filmes sonaba tanto el AOR que entonces pitaba en las FM’s norteamericana (‘The Power Of Love’ de Huey Lewis & The News era el tema principal, que fue un éxito global) como temas de Etta James y Marvin Berry, ambientando los viajes a 1955. También se colaba, aunque fuera de la BSO oficial, ‘Beat It’ de Michael Jackson, puesto que el gran ídolo de Marty era Eddie Van Halen. A modo de bienvenida, hemos decidido crear una playlist para Marty que le dé una idea de hasta dónde ha llegado el pop hoy en día, y con la que verdaderamente sentirá que ha llegado al futuro… o a otro planeta.
Para empezar, sabrá reconocer que, por enrevesado y marciano que suene, una buena melodía siempre será irresistible, como en las canciones de Grace Mitchell, Halsey y Liz (con producción de Sophie), buenos ejemplos de cómo están cambiando los arquetipos de diva pop en nuestros días. También hallará sonidos sintetizados y ritmos complejos pero muy bailables, como los representados por A.G. Cook, Fono y Jamie xx, mientras que puede que flipe bastante con las propuestas más experimentales (pero igualmente atractivas) de Oneohtrix Point Never, FKA twigs y Holly Herndon. Otro rasgo del pop contemporáneo que podrá reconocer es el mestizaje de sonidos de distintas culturas puestos en común: el afro-latin-disco de Robyn & La Bagatelle Magique, el crunk-soul de Janelle Monáe o el rap-rock del nuevo single de Glass Animals junto a Joey Bada$$. Y, claro, a buen seguro que en Hill Valley tampoco podrá evitar el éxito de la evolución del rap que personifica Drake, o el R&B, que representa Kelela. Bienvenido a 2015, McFly.
Atención, fans de Ed Sheeran. Atención, todos aquellos millones de personas que os disteis cuenta de que ‘Thinking Out Loud’ era un temazo antes que nosotros. Este jueves 22 de octubre se proyecta en Madrid y Barcelona ‘Jumpers for Goalposts’, la película completa de Ed Sheeran, a través de satélite en directo desde Leicester Square de Londres. Esta première mundial reunirá una actuación de Ed y la proyección de un documental. Este es el calendario programado por los cines Verdi:
19.30h: Conexión en directo con “la alfombra verde” de Londres con «grandes sorpresas entre los invitados».
20.00h: La emocionante actuación en vivo de Ed Sheeran, en exclusiva desde el Wembley Stadium.
20.30h: Además de su actuación en ese escenario, el documental ‘Jumpers for Goalposts’ cuenta «la historia del camino triunfal de Sheeran a Wembley, presentando una visión reveladora y personal en la vida del artista detrás del escenario. Una reflexión honesta e íntima del cantante y sus más cercanos», según la nota de prensa.
JENESAISPOP regala cuatro entradas dobles para el evento de Madrid a los más rápidos en escribir a jenesaispop@gmail.com indicando nombre y apellidos y escribiendo en el asunto estas palabras mágicas: «ED SHEERAN».
Actualización: los pases se han agotado en 1 minuto.
Repasamos la lista de singles española. Estas son las canciones de moda ahora mismo en el país.
1(1) Cali y El Dandee / Por fin te encontré
Una vez que una canción pilla el número 1 no hay quien la mueva de ahí y es lo que sucede con Cali y El Dandee después de que llegaran a esta posición la semana pasada. La canción lleva sólo tres semanas en lista, por lo que vaticinamos que hay ‘Por fin te encontré’ para rato.
18(E) Maldita Nerea / Tú eres la vida
La canción de Maldita Nerea es himno de un concierto solidario contra el cáncer de mama que organiza Cadena 100 este sábado 24 de octubre en Madrid. Los beneficios del tema se dedicarán a esta causa. En el vídeo aparece gente como Manolo García, Estopa, Pablo López, Bebe, India Martínez, Rozalén, Antonio Orozco, Efecto Pasillo o El Pescao, entre muchos otros.
43(76) Pablo López, Juanes / Tu enemigo
Además de protagonizar la subida más fuerte de la semana en álbumes, Pablo López protagoniza la subida más fuerte en singles. En este caso se trata del dúo con Juanes, que está entre las 20 canciones más radiadas del país. Pablo López es también asesor de ‘La Voz Kids’.
89(E) Selena Gomez / Same Old Love
Además de avanzar con su tema junto a A$AP Rocky ‘Good for You’, que esta semana sube al puesto 42 en España, alcanzando una nueva cima, Selena Gomez aparece en la lista con su nuevo sencillo, ‘Same Old Love’. El álbum ‘Revival‘ es top 5 en España esta misma semana.
96(E) Bebe / Respirar
Coincidiendo con su entrada en el top 4 de álbumes con ‘Cambio de piel‘, el single de Bebe al fin aparece por la lista. Era estrenado hace semanas, pero sólo con la llegada del álbum alcanza el top 100 de sencillos, como sucedía hace unas semanas con Izal.
Hay cantantes, siempre femeninas -así de misógino es el mundo del pop-, cuya edad ha sido muy discutida. Están los casos de Alison Goldfrapp o el de Mariah Carey (su página en la Wikipedia anglosajona es incapaz de concluir cuántos años tiene) y también está el de Beyoncé.
Suponemos que Beyoncé cumplía 34 años el pasado mes, pero podría haber cumplido 36 o 37 de acuerdo con su padre y ex mánager, que la ha liado parda sin querer al afirmar en la radio que ella es de la misma edad que P!nk y Usher. Hablando de la competencia que tuvieron Destiny’s Child en sus inicios, se refiere a la girlband que tenía P!nk (Choice) y también a Usher. “P!nk tenía exactamente la misma edad que Beyoncé y luego estaba Usher, que también tenía la misma edad. Todos tenían 14 o 15 años”, indica, refiriéndose probablemente a algún momento entre 1993 y 1995.
Por otro lado, «Mrs Carter» actuaba anoche junto a Nicki Minaj en una gala de Tidal en la que se esperaba a Prince, si bien este al final no se personó. El tema que interpretaron las dos cantantes fue ‘Feeling Myself’. Nos encantaría compartir el vídeo, pero como todo lo que concierne a Tidal, ni se puede incrustar, ni paran de borrarlo de todas partes. Probad suerte en nuestro foro de Beyoncé los próximos días.
The Corrs vuelven. Es una noticia que nos asusta y nos atrae a partes iguales, pero que es inevitable. El próximo 27 de noviembre se publicará el primer disco de la banda irlandesa en 10 años, después de que las hermanas Andrea y Sharon Corr probasen suerte en solitario con resultados dispares.
El regreso de The Corrs se llamará ‘White Light’ y ya se puede escuchar el primer adelanto, una canción llamada ‘Bring On The Night’. El tema con el que pretenden recuperar el tiempo perdido es una balada que se torna en medio tiempo, bastante insustancial y en la que su gusto por el folk apenas se deja ver en unos violines que suenan en algún momento en segundo plano. Nada que ver con aquel sonido por el que se hicieron muy populares en casi toda Europa y Australia, con canciones como ‘Dreams’ (versión de Fleetwood Mac), ‘Runaway’ o la medio electrónica ‘What Can I Do’.
Aparte de los millones de copias que vendieron The Corrs de sus primeros tres discos, el grupo ganó un Brit Award en 1999, como Mejor Grupo Internacional, y estuvo nominado a dos Grammy en 2001, Mejor Interpretación Pop por un dúo o grupo y otra por un tema instrumental, curiosamente titulado ‘Rebel Heart’.