Inicio Blog Página 1097

8 hitazos y 12 joyas perdidas de Clap Your Hands Say Yeah

1

clapyourhandsClap Your Hands Say Yeah han publicado este año un quinto disco llamado ‘The Tourist‘ que, en conjunto, supone una mejoría en su carrera tras el tropezón de ‘Only Run’. Buenas canciones como ‘Fireproof’ y ‘Better Off’ llegan para alimentar un repertorio que, con la tontería, suma ya unos cuantos hits. La mayoría estaban incluidos en su excelente debut homónimo, aquel con buenas melodías tan capaces de seducir a los seguidores de Smashing Pumpkins (‘In This Home On Ice’) como a los de Belle & Sebastian (ese inicio de ‘Upon This Tidal Wave of Young Blood’).

Aprovechando que la banda de Alec Ounsworth nos visitará este año, actuando en Burgos Festival el 9 de septiembre, y posteriormente estará en La 2 de Apolo (Barcelona) el 3 de octubre, La Rambleta (Valencia) el 4 de octubre, Teatro Circo (Murcia) el 5 de octubre y OchoyMedio (Madrid) el 6 de octubre, compartimos una playlist con 20 de sus mejores canciones.

En esta playlist hemos querido incluir sus 8 mayores hits, en general y salvo alguna excepción los temas que superan 1 millón de escuchas en Spotify, y después rescatamos 12 canciones más que deberían tener más reconocimiento. ¿No está este grupo pelín infravalorado?

Hay, por supuesto, una muy buena representación de lo que fue su debut, canciones como la inolvidable ‘Over and Over Again’, ‘Upon This Tidal Wave of Young Blood‘ o ‘The Skin Of My Yellow Country Teeth’ (seguida de manera inevitable como ‘Is This Love?’), pero también ‘Heavy Metal’, que no suele faltar en su setlist a pesar de no ser tan “heavy metal”, y una personal favorita, ‘In This Home On Ice’: distorsión y melodía pop conviven en esta pequeña maravilla que nunca recibió demasiada atención.

De su segundo álbum sonó bastante la coral y demoníaca ‘Satan Said Dance’, pero es justo reivindicar también ‘Underwater (You and Me)’, una de las canciones más exultantes (y más Coldplay) que jamás hayan grabado, la directísima ‘Yankee Go Home’ y la semi electrónica e hipnotizante ‘Goodbye to Mother and the Cove’, de curioso desarrollo llevando hasta esa suerte de marcha militar.

De ‘Hysterical’, su tercer álbum, editado en 2011, hay que reivindicar, además de las conocidillas ‘Same Mistake’ y ‘Maniac’ (todo un tiro esta última), la muy New Order ‘Into Your Alien Arms’ e ‘Idiot’, otra de esas pequeñas composiciones del grupo que es imposible no querer. ‘Only Run’ (2014) definitivamente no era el mejor disco de Clap Your Hands Say Yeah, pero es justo recordar el alcance del dúo con Matt de The National ‘Coming Down’ y también otras pistas como la burbujeante y épica ‘Little Moments’ y la angustiosa y muy Radiohead ‘Beyond Illusion’. Y así llegamos hasta nuestros días, cuando las mencionadas ‘Fireproof’ y ‘Better Off’ se han postulado como favoritas de la audiencia del nuevo disco de Clap Your Hands por encima incluso del single «Down», al igual que ‘The Pilot’, el tema que abría el álbum recordando en ambientación y acústicas a The Sundays. Pasen y disfruten: aquí hay muchas más buenas canciones de las que creían.

Low Festival 2017 (domingo): el territorio nacional gana la partida

1

27_mando-low

Lo imaginábamos el sábado y tras la última jornada del Low 2017, se confirma: la recién finalizada edición del festival ha batido récord de asistencia, con cerca de 83.000 personas paseándose por la Ciudad Deportiva Guillermo Amor a lo largo del fin de semana. Con tales cifras, se augura un buen futuro para un evento que cumplirá su décimo aniversario el próximo año. El domingo estaba copado por bandas nacionales y, aunque hubo participación internacional, como la de Mando Diao, los mejores conciertos los dieron los de casa. A destacar, la garra de Triángulo de Amor Bizarro o los momentos épicos vividos con Lori Meyers. Fotos: Javier Rosa (Low).

Los primeros en salir a escena el domingo fueron Agorazein, el colectivo de trap liderado por C. Tangana. Aún con el alabado ‘Siempre’ en la retina y la actitud entre desenfadada y altiva a la que ya nos tienen acostumbrados, repasaron temas conjuntos como ‘Tentación’ o propios de Tangana, como la polémica ‘Los Chikos de Madriz’. El sol aún era de justicia, pero aun así un considerable número de asistentes presenciaron la actuación. Se notaba la juventud predominante en el público (también había asistentes talluditos, no obstante), pero al final la propuesta de AGZ nunca deja indiferente, con o sin salto generacional. En el escenario Wiko, los valencianos Lígula tiraban de guitarras atmosféricas y medios tiempos melancólicos que les acercan a artistas como Doves o Elbow para ofrecer un sano cambio de perspectiva frente a otras bandas del cartel, que tiran más de músculo. Su próximo trabajo está aún por terminar de grabarse, así que mientras tanto repasaron cortes de su interesante ‘Distant Stairs’. Una banda muy a tener en cuenta.

abs_low

Anni B Sweet está poniendo punto y final este verano a la gira de presentación de ‘Chasing Illusions’ tras más de dos años paseándolo por múltiples escenarios y uno de los últimos en presenciar la gira fue el Estrella Damm del Low. Con la evolución sonora del nuevo disco hacia terrenos donde hay más peso de guitarras eléctricas y sintetizadores, Anni aprovechó para interpretar alguna cara b del mismo, como ‘Hide & Show’, pero también para mirar atrás en su discografía y darle esa nueva pátina a temas primerizos como ‘Oh I Oh Oh I’. En el escenario Matusalem, llegaba el turno de Triángulo de Amor Bizarro. Qué se puede decir de ellos que no se haya dicho en el último año y medio: ‘Salve Discordia’ es probablemente su mejor trabajo hasta la fecha y lo han presentado exitosamente, concierto tras concierto, cosa que también pudimos presenciar el domingo. Pulso, garra, distorsión y pegadizas melodías en temazos como ‘Barca Quemada’, ‘Gallo Negro Se Levanta’ o las ya clásicas ‘Amigos del género humano’ o ‘El fantasma de la transición’. Se merendaron al público una vez más.

tab_low

En la noche del domingo hubo conciertos espectaculares tanto en lo musical como en lo visual y uno de ellos fue, sin lugar a dudas, el de Lori Meyers, quienes ya venían cuidando bastante el aspecto estético de sus shows en anteriores giras, pero en la gira de ‘En La Espiral’ se lo han currado de una manera asombrosa. Con el escenario Estrella Damm a reventar, fue emocionante verlos ocultos tras una pantalla gigante en la introducción, con ‘Vértigo I’, tras la cual se elevaba la pantalla y ponían al público a bailar con ‘Planilandia’. Se movieron constantemente entre temas ensoñadores y enérgicos, como los citados o ‘Emborracharme’, ‘Pierdo El Control’, ‘Océanos’ o ‘Todo lo que dicen de ti’. La mayor parte del repertorio estuvo dedicada a sus tres últimos trabajos, pero tampoco se olvidaron de sus fans añejos al recordar cortes como ‘Ham’a’cuckoo’. Habrá diversas opiniones, pero para el que escribe, fue el mejor concierto de la noche. Quién tuviera el don de la ubicuidad, pero al no poder estar en todas partes, dio tiempo de ver un poco a Xoel López haciendo una retrospectiva de toda su discografía y, de vuelta frente al escenario principal, tocaba ver a unos Mando Diao que, como el propio Bjorn Dixgård -ahora el único frontman tras la marcha de Gustaf Norén- confesaba en el concierto, han pasado por tiempos difíciles y es cierto: tras múltiples cambios de formación y bandazos estilísticos, hoy en día los suecos distan mucho de ser la gran banda de rock and roll que fueron en la pasada década. Es irónico que su nuevo álbum se llame ‘Good Times’, porque salvo el pasable single ‘All The Things’, el presente no es el mejor de los tiempos para los de Borlange. Olvidándose prácticamente de sus primeros álbumes, el concierto incluyó demasiados temas nuevos y solo despegó de verdad cuando tocaron ‘Dance With Somebody’, lo cual dice mucho.

Tras el anodino show de Mando Diao, era hora de ser salvados del tedio por El Columpio Asesino, quienes han regresado este verano para dar unos pocos conciertos por la península. La madrugada de Benidorm les es propicia, pues repetían escenario y franja horaria para encender su oscura máquina de baile con temas como ‘Escalofrío’, ‘Babel’, ‘Vamos’ o, cómo no, ‘Toro’. También con el baile en mente, pero siempre en el lado más espectacular y teatral, Fangoria ofrecían en el Estrella Damm otro de los grandes conciertos de la noche del domingo. Su puesta en escena, entre proyecciones y cuerpo de baile incluido, es incontestable: saben lo que quiere su público y se lo dan. Alaska y Nacho viajaron al pasado para recuperar himnos de los Pegamoides y Dinarama, esperados y celebrados, como ‘Bailando’ o ‘A quién le importa’, pero su presente importa mucho y no lo olvidaron, tocando cortes como ‘Disco Sally’ o ‘Geometría Polisentimental’, de su último trabajo. Todo el foso era una fiesta y pocos de los que estaban en las gradas se quedaron sentados.

Diplo se apunta dos tantos con sus dos nuevos vídeos

0

diplo-anittaMajor Lazer no han tirado la toalla con lo de convertir ‘Know No Better’, el tema principal de su último EP, en un hit, y acaban de publicar una versión interactiva muy enriquecedora del vídeo original de la canción, que iba sobre un chico que quiere ser bailarín de Diplo. Según vas clicando en la nueva versión puedes ir viendo la diferencia entre «realidad» y «sueño» del protagonista y el resultado a veces es de lo más divertido, y otras de lo más desolador, como podéis ver bajo estas líneas.

Sin embargo, ya sabéis que Diplo jamás se lo juega todo a una carta y casi a la vez ha estrenado un vídeo para la segunda canción con más escuchas en Spotify de ese último EP. Esa canción es ‘Sua Cara’, cuenta con Pabllo Vittar y parece la canción que definitivamente va a poner el nombre de la brasileña Anitta en el panorama internacional tras el fracaso de su canción con Iggy Azalea (que no por haber fracasado es peor canción que el primer día). El videoclip, un cúmulo de poses en el desierto, no es tan bueno como el interactivo para el single anterior, pero se ha estrenado a lo grande en Brasil y acumula, en un día, 14 millones de visualizaciones.

Diplo y Anitta se conocieron en 2016 en Lollapalooza, cuando Jack Ü actuaban en el festival presentando su disco de 2015. Anitta y Pabllo Vittar ya han interpretado en la televisión brasileña esta canción que al menos en este país ya es una de las canciones del verano: este es por supuesto el vídeo más visto de Youtube Brasil en este momento.

Adiós a Jeanne Moreau, la protagonista de ‘Jules et Jim’

3

julesetjimLa gran Jeanne Moreau ha muerto este lunes a los 89 años, como ha informado su representante a la agencia francesa France Presse. Moreau siempre será recordada por haber dado vida a Catherine, la protagonista de ‘Jules et Jim’ que se interpone de manera tragicómica entre los dos amigos. La cinta es considerada la gran obra maestra de François Truffaut, y una de las obras más referenciadas y veneradas en la cultura pop a lo largo de las décadas. Moreau, por tanto uno de los mayores iconos de la Nouvelle Vague, ha servido de inspiración a talentos tan dispares como Pedro Almodóvar, Stuart Murdoch o Nada Surf, por mencionar algunos al azar.

También desarrolló una carrera como cantante, sacando varios discos durante los 60. Podéis escuchar muchas de sus canciones en Spotify. En 2011 se involucró en un proyecto llamado ‘Le Condamné à mort‘ junto a Étienne Daho para reivindicar el legado de su amigo Jean Genet. Ella leía los textos y Daho cantaba. A pesar de tener por entonces 83 años, Moreau hizo promoción, entrevistas y algún show.

Jeanne Moreau apareció en otro centenar de películas en una carrera que desempeñó durante 65 años. Pudo trabajar con Louis Malle en ‘Los amantes’ a finales de los años 50, pero también lo hizo con Michelangelo Antonioni, Wim Wenders o Luis Buñuel en ‘Le journal d’une femme de chambre’. Es la única actriz que ha presidido el Festival de Cannes en dos ocasiones (ganó el premio a mejor actriz por ‘Moderato Cantabile’ y la Palma de Honor en 2003) y dirigió algunas películas como ‘Lumière’. Orson Welles solía decir que Moreau era “la mejor intérprete del mundo”.

David Bustamante agrede a un paparazzi de Telecinco

22

david_bustamanteDavid Bustamante es hoy noticia en todos los diarios después de haber agredido a un periodista del programa de Telecinco Cazamariposas, llamado Jordi Martín. Según recogen medios como El País, ABC o Vertele, a Bustamante le ha sentado mal que este periodista aireara una supuesta nueva relación entre el cantante y una bailarina llamada Sandra. Bustamante ha perdido los nervios y al encontrarse con Jordi Martín este domingo le ha propinado un guantazo y una patada. «Iba siguiendo a David y de repente ha parado el coche en una vía de servicio. Ha salido muy exaltado, me ha pegado una patada y lo primero que me ha dicho es que le he jodido la vida, que su hija se ha enterado”, ha relatado el periodista gráfico.

María Patiño ha sido quien ha dado la noticia en Socialité este fin de semana: “Bustamante asume que se ha alterado y que le ha dado una patada al compañero. Me dice que ha tenido que aguantar que Jordi haya amenazado de muerte a toda su familia, que le haya amenazado con mandarle a los Miami y que le haya llamado subnormal. Ha perdido los nervios”. Jordi Martín ha indicado que pondrá una denuncia contra David Bustamante tras dirigirse al hospital “magullado”. Por su parte, Bustamante ha dicho que Jordi casi «le saca de la carretera»: «Yo estaba tranquilo, estaba feliz, he estado en unos conciertos, estaba cansado, había entrenado, estaba en el hotel y es que casi me sacan de la carretera».

15 años después de OT1, David Bustamante continúa siendo uno de los artistas españoles más exitosos. El cantante publicaba en junio de 2016 su último disco hasta la fecha, ‘Amor de los dos’, que era número 1 en España durante dos semanas consecutivas, ha sido certificado como disco de oro y ha resistido en el top 100 hasta 49 semanas. El single ‘Como yo te amé’ suma 6 millones de reproducciones en Spotify.

Recientemente ha editado otro single en el que se suma a la moda del tropical house, ‘Lo pide el alma‘. Este single, en cambio, no ha entrado en el top 100 oficial español pese a haber aparecido varias semanas entre lo más radiado del país.

Arcade Fire / Everything Now

68

arcade“Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia” decía el replicante Roy Batty (Rutger Hauer) en su monólogo clave de ‘Blade Runner’. Como un robot es como Arcade Fire ve a cualquier miembro aleatorio de nuestra sociedad… pero un robot que guarda retazos de humanidad (como Roy). Ya desde el single de presentación nos hablaban en cierto modo de esas lágrimas en la lluvia, de la necesidad consumista de tenerlo todo ya, cuando quieras y donde quieras, gastarlo, quemarlo, y a otra cosa. De ser máquinas que tienen que exprimirse para dar al sistema lo mejor de sí mismas continuamente. De esto, y de sus consecuencias, nos quieren alertar en el resto del minutaje de un disco para el que han contado nada más y nada menos que con Thomas Bongalter de Daft Punk, Geoff Barrow de Portishead y el bajista de Pulp Steve Mackey, sin olvidarse de un viejo conocido para ellos como es Markus Dravs. Con una temática así, podría esperarse un tono oscuro-lánguido, un ritmo lento, pero los canadienses han decidido seguir adelante en el abrazo que dieron ya en ‘Reflektor‘ a los teclados y sintetizadores, como hemos podido ver en los adelantos. Esto dota al álbum de fuerza en algunos momentos, pero en otros contribuye a que sus intenciones conceptuales se diluyan, lo cual es curioso por una razón: desde luego no se puede decir que no estemos ante un disco conceptual, lo es al 100%. El problema es que a ratos está demasiado atrapado en su propio concepto y falla a la hora de transmitir emociones con él. Pero, como los replicantes, ‘Everything Now’ tiene en su interior una lucha entre los retazos de humanidad y la máquina. Y acaban ganando los primeros.

Uno de esos retazos está en ‘Put Your Money On Me’. Para un grupo que ha confiado tanto en el poder del amor (no en sentido pasteloso sino en todas sus extensiones), resulta casi desolador escucharles una canción de amor… hacia el dinero. Aquí nos acordamos de nuevo de ABBA, no tanto por el sonido -en ese sentido nos acordamos más de Tame Impala o incluso de ‘Eye on the Sky’-, sino por su título. El título tan parecido a ‘Lay All Your Love On Me’ (para más inri, luego se encargan de repetir “all your money on me” diez veces) no parece casualidad: la identificación “amor = dinero” se hace palpable mientras Win canta sobre una carrera hacia tu corazón que empezó antes de que tú nacieras. Tu corazón es solo un target al que llegar, un target al que el consumismo conquistará hasta ese éxtasis alienante representado con “go tuck me into bed / and wake me when I’m dead / I know that you gotta be free / But I’m never gonna let it go”. La enérgica ‘Creature Comfort’ sigue en esa línea oscura-que-melódicamente-no-lo-parece y habla del suicidio (con más fortuna que la rollingstonesca ‘Good God Damn’), de la necesidad de fama, de destacar, de competir, etc, y de la frustración y el auto-odio cuando eso no sale bien. Y de que, aún cuando sale bien, nada parece ser suficiente, nada parece ser la respuesta a “¿qué quiero?” en un mundo cuyo marketing dice precisamente que es tuyo para darte lo-que-quieras. Que solo tienes que cogerlo. ¿O quizás no?

En ningún momento del disco se menciona la palabra “capitalismo” y, sin embargo, sobrevuela continuamente este nuevo trabajo, a veces de forma tan obvia como en la caja registradora de ‘Infinite Content’/’Infinite_Content’. Esta entrega doble supone el mayor “jump the shark” del álbum: ¿cantar el juego de palabras “infinite content, infinite content, we’re infinitely content” durante casi cuatro minutos en dos estilos distintos está más cerca de una genialidad o de la vergüenza ajena? Yo lo veo más cercano a lo primero, pero no puede decirse que sea un movimiento exento de riesgo, sino más bien uno de arenas movedizas. Como lo es ofrecer un disco de 13 temas que en realidad son 10 (si quitamos los dos reprises del single y unimos el mencionado corte doble), 10 de las que ya conocíamos 4. O como también lo son los momentos del álbum en que el estilo y el concepto se comen a una letra e interpretación vocal que podrían ser bastante mejores. Así, Win parece con el piloto automático en ‘Peter Pan’, en la a ratos sugerente / a ratos creepy ‘Chemistry’ o incluso en ‘Signs of Life’, donde las melodías acaban resultando repetitivas. Son temas menores dentro de lo que los canadienses saben hacer, pero no anulan lo que hemos descrito antes, ni lo que describimos a continuación sobre dos de los highlights del disco.

Y es que, cuando lo hacen como saben, nos ganan de nuevo, pero a lo grande, y eso ocurre en ‘Electric Blue’ y, sobre todo, en ‘We Don’t Deserve Love’, ambas interpretadas con esa emoción de la que hablábamos al principio. La primera no es ‘Sprawls II’, pero igualmente Régine Chassagne brilla en una canción que parece dedicada a un amante que ya no está… hasta que atendemos a guiños como el “I thought I found it” (“I thought I found the connector”) o el propio título (“blue, blue, electric blue / that’s the colour of my room” cantaba Bowie en ‘Sound and Vision’). Quizás ese chico que ya no está, y del que Chassagne lamenta “I don’t know how to sing your blues” sea cierto extraterrestre. En cualquier caso, una buena composición donde voz y sintetizadores encajan a la perfección, terminando en un bucle que casi deseamos que nos arrastre. Pero sin duda la gran joya del disco es una ‘We Don’t Deserve Love’ que puede medirse de tú a tú con los temas de ‘The Suburbs’ o ‘Funeral’. Arcade Fire se toman su tiempo en esta canción, que vamos degustando poco a poco, de modo que, cuando alcanza el clímax, lo disfrutamos el doble -justo lo que nos recomendaban en el corte titular. Así, durante más de seis minutos, Win y compañía nos cuentan una historia de amor entre dos de estos seres deshumanizados, sobre los que parece planear eso de “aceptamos el amor que creemos merecer”. Asoma tímidamente un mensaje optimista: entre canciones malas en la radio y risas enlatadas en la tele, en un mundo donde no se observa nada real a varios kilómetros, ellos encuentran un halo de luz: aunque les cueste creer que es de verdad, entre ellos parece que el mundo es un poco menos oscuro y un poco más real. No se trata de escapar a un paraíso idílico, se trata de vivir su amor aunque sea entre escombros: “if you can’t see the forest for the trees / just burn it all down / and bring the ashes to me”.

Un aspecto más del “todo ahora” (con el título así en castellano se está vendiendo el vinilo, al menos en España) es la rapidez con la que se tiene que escuchar, interpretar y valorar un disco, como criticaban los canadienses en su dardo a Stereogum -algunos dicen que como ataque preventivo ante malas críticas-. Y aquí está la reseña poco después de su publicación. Guilty. Y sin embargo, ‘Everything Now’ es un buen disco al que dar vueltas antes de soltar “buf, esto es lo peor que han hecho, están acabados” (nos encanta idealizar bandas para luego derribarlas a la mínima). En una discografía tan interesante como la suya, el considerado más flojo puede permitirse el lujo de no ser malo, ni siquiera regular. ‘Everything Now’ es un buen disco, con un concepto muy ambicioso y grandes ideas que, sí, en ocasiones se quedan lejos de lo que la banda puede llegar a dar pero que, cuando funcionan, dan temas para quitarse el sombrero. Por otro lado, el cuestionamiento del status-quo no es algo nuevo en el grupo; es, como dije, uno de sus leit-motivs, aquí planteado dentro de una huida hacia adelante, una actitud algo más altiva y aliñado con una mezcla de disco, new-wave y electropop. ¿Cómo han llegado aquí? Entre ‘Reflektor’ y éste, además de trabajos en solitario –Will Butler, Jeremy Gara, Richard Reed Parry-, sus integrantes se han preocupado por causas sociales, han sufrido la pérdida de su gran padrino/ídolo, han vivido con inquietud y rebeldía los cambios políticos… es comprensible que estén ahora en un lugar distinto. En definitiva, aunque no esté al (altísimo) nivel de las anteriores, ésta es una huella más dentro de la evolución de una de las bandas más interesantes de la actualidad. Una huella recomendable y bastante valiente, dicho sea de paso, que les saca más aún de su zona de confort… podrá gustar más o menos, pero les aleja de acabar siendo unos autómatas más.

Calificación: 8,1/10
Lo mejor: ‘We Don’t Deserve Love’, ‘Everything Now’, ‘Creature Comfort’, ‘Electric Blue’, ‘Put Your Money On Me’
Te gustará si te gusta: LCD Soundsystem, Two Door Cinema Club, Kraftwerk, ABBA, David Bowie, ver a la niña de los ojos (de la crítica) rebelarse contra sus padres
Escúchalo: Spotify

Bonjour, les copains! (7): My Bubba, Bedouine, Paupière, KIZ, The National…

1

mybubbaLos largos días de verano se prestan para darle una oportunidad a algunos discos que quedaron en la reserva semanas atrás. Pero aunque parezca que en esta estación la vida afloja el ritmo (al menos en las ciudades) tengo la suerte de ser fan de bandas que no han dejado de trabajar y han presentado nuevo material últimamente o adelantos de sus futuros LPs. Y los que no publican material inédito presentan versiones, remezclas o rarezas que hacen que no falten novedades en nuestros reproductores.

Por ejemplo, las nórdicas My Bubba editan este mes un 7” que incluye una mejorada variante de ‘Gone’, single que abría el primer álbum de la banda, ‘How’s Done in Italy’, cuando aún eran trío y se hacían llamar ‘My Bubba & Mi’. Forma parte de las ‘Blue Series’ que recoge el paso de diversos artistas por los Third Man Studios de Nashville bajo la producción de Jack White. En la cara B encontramos una deliciosa versión de la original de Dylan, ‘You’re Gonna Make Me Lonesome When You Go’ que se aleja de la original en las formas (como ya hicieran con ‘Sexual Healing’ en ‘Goes Abroader’) y la llevan a su terreno de delicadezas acústicas en el que siempre es una delicia sumergirse.

Uno de los descubrimientos de este año ha sido el trabajo debut de Azniv Korkejian, bajo el nombre de Bedouine. De padres armenios, Azniv nació en Siria y se crió en Arabia Saudí. Posteriormente su familia se mudó a Boston y, tras recorrer varios estados, Azniv se asentó en Los Ángeles. Allí conoce a músicos de diversos orígenes con los que termina por grabar un álbum, también llamado ‘Bedouine’, plagado de notas del pop-folk de otras décadas que, junto al envolvente grave de su voz, parece guiarnos por los mundos que la cantautora trae consigo.

Aprovechando la temporada estival rescato el EP que la francesa Alexia Gredy publicó a principios de este año, ‘L’habitude’, tal y como han hecho los responsables del recopilatorio de chanson ‘Au calme, les citoyens! (Vacances et chanson française)’, que han incluido el tema ‘Mon rêveur’, uno de mis favoritos hasta la fecha del primer trabajo de la cantautora. Paupière, el trío de Montreal de electro-pop, presentará después del verano su primer largo, ‘À jamais privé de réponses’. Mientras tanto, nos conformamos con el EP editado el pasado año y el single de presentación que publicaron a principios de este año, ‘REX’. En la misma línea de pop de sintetizadores el dúo francés KIZ (no confundir con el proyecto de hip hop alemán K.I.Z.) nos trae el pegadizo ‘Des tours’, que da nombre a su primer álbum y llevan presentando desde primavera por toda Francia.

La vuelta de Lucky Soul es toda una celebración para los seguidores de la banda. ‘Hard Lines’ será el nombre de su nuevo trabajo, que llegará el próximo 11 de agosto y algunos no podemos esperar. Por lo pronto conocemos dos temas de ese nuevo disco, ‘No ti amo’ y ‘(Hurts Like a) Bee Sting’, que nos sacan a la pista de baile pero sin perder esa esencia de nostalgia y esperanza tan característica de las canciones de los de Londres. No se quedan atrás en luminosidad Rusos Blancos estrenando el single ‘Amor ¿que si tengo o si quiero?’, una disertación sobre los vericuetos del amor, con todos los ingredientes para hacer que la fiesta no pare.

No tengo ni idea de cómo he llegado a engancharme al EP de The Radio Dept., ‘Teach Me to Forget’, con remezclas, un par de temas nuevos y la versión alternativa del tema homónimo. Sin ser muy fan de la original, la remezcla a cargo de Henning Fürst (el que fuera miembro de The Tough Alliance) de ‘We Got Game’ se me ha colado en la lista de temas veraniegos tras convertirse en temazo reggae-dub-playero. Las razones de por qué lo nuevo de The National me encanta sí las tengo un poco más claras. No ha habido nuevo material desde ‘Trouble Will Find Me’, publicado en 2013, y algunos estábamos esperando novedades desde hace tiempo. ‘Guilty Party’ es el adelanto de ‘Sleep Well Beast’, que saldrá a la venta a principios de septiembre.

Algunos recordaréis a The Weepies como ese dúo norteamericano de pop-folk que durante los últimos diez años ha “colado” incontables temas en bandas sonoras de series y programas de TV (hace poco los volví a oír en un programa de una de las principales cadenas españolas). Deb Talan, el 50% de la banda, publicó esta primavera su tercer LP en solitario, ‘Lucky Girl’, indicado para fans del pop acústico y seguidores del dúo. Y si aún quedan ganas de más Weepies podemos obtener algunos temas en directo en el EP Live Sessions a través de iTunes, donde repasan temas en solitario de Steve Tannen y Deb Talan y de ambos como dúo. Por otro lado, los garajeros Cage the Elephant tienen nuevo trabajo con temas grabados en directo en Los Ángeles, Washington DC o Nashville acompañados de cuarteto de cuerda y percusión adicional a la habitual. El resultado ofrece un acercamiento más íntimo y vintage a temas ya conocidos como ‘Sweetie Little Jean’ o ‘Rubber Ball’, que dan una nueva dimensión a su repertorio. El álbum se titulará ‘Unpeeled’ y contendrá veintiún cortes.

Bifannah es una banda con miembros repartidos entre Galicia e Inglaterra nacida en 2015. Tras publicar un EP autoproducido el pasado año, presentan ahora su primer largo, ‘Maresia’, que aúna pop, garaje y psicodelia con letras en portugués. ‘Faz-me mal’, ‘Elisera’ o ‘Sol de chuva’ son algunos de los temas en los que vale la pena fijarse. Y desde Galicia a Asturias: otro grupo de pop-garaje (o 60’S-kiddy-garage como ellos mismos se etiquetan) son Bobkat’65, que recientemente publicaban ‘This Lonely Road’. Una propuesta de lo más interesante a través de diez canciones que bien podrían haber sido creadas hace medio siglo. Con elegancia y frescura han conseguido captar la esencia de finales de los 60 y es inevitable no pensar en bandas de garaje lideradas por mujeres -que desgraciadamente no tuvieron tanta visibilidad como las encabezadas por hombres- como The Tone Benders, The Liverbirds o The What Four.

Para terminar, no podía dejarme fuera lo último de Lucy Rose. La británica presenta su cuarto álbum, ‘Something’s Changing’, y se consolida como una de las mejores voces de la nueva generación de cantautoras del país. La mezcla entre Laura Marling y la Linda Ronstadt de los 70 en temas como ‘Find Myself’ o ‘Love Song’ la convierten en una artista de lo más interesante en su campo. Y como propina para acabar esta lista, aunque apareció en plataformas digitales hace ya unos meses, incluyo la versión de Lisa Hannigan del ‘Oh! You Pretty Things’ de David Bowie que salió al final de un episodio de la serie norteamericana ’Legion’. La irlandesa -recordada por muchos por sus colaboraciones vocales con Damien Rice- tiene tres largos en el mercado y actualmente se encuentra de gira por Europa, aunque de momento no hay fechas confirmadas en España.

‘You’re Gonna Make Me Lonesome When You Go’ – My Bubba
‘Nice and Quiet’ – Bedouine
‘Mon rêveur’ – Alexia Gredy
‘Rex’ – Paupière
‘Des Tours’ – KIZ
‘(Hurts Like a) Bee Sting’ – Lucky Soul
‘Amor, ¿que si tengo o que si quiero?’- Rusos Blancos
‘We Got Game (Henning Fürst remix)’ – The Radio Dept.
‘Guilty Party’ – The National
‘Butterfly’ – Deb Talan
‘Sweetie Little Jean (Unpeeled)’ – Cage the Elephant
‘Faz-me mal’ – Bifannah
‘This Lonely Road’ – Bobkat’65
‘Find Myself’ – Lucy Rose
‘Oh! You Pretty Things’- Lisa Hannigan

Los Strokes contradicen a Albert Hammond y niegan estar grabando disco

0

the-strokes-2013Albert Hammond ha concedido una entrevista en la que decía que su hijo Albert Hammond Jr estaba grabando un nuevo disco de los Strokes, en concreto junto a Rick Rubin. «Hablo con mi hijo cada día, y dicen que están muy contentos con lo que tienen», eran sus palabras para un medio australiano. Sin embargo, han sido los mismos Strokes quienes han tomado las redes sociales para negar estas informaciones.

Albert Hammond Jr ha dicho que lo siente, pero que no están grabando en el estudio. Ha dicho que su padre se «ha emocionado demasiado pronto» y ha dicho que aunque es cierto que se vieron con Rubin, «un plan de álbum hipotético está a años de distancia, si es que existe en absoluto». Julian Casablancas ha dicho que está grabando material con su proyecto The Voidz, con el que publicara ‘Tyranny‘ hace tres años. También ha bromeado diciendo que con quien están trabajando es con Ricky Rubio de la NBA, el jugador barcelonés que juega con los Utah Jazz.

Aunque el último disco de los Strokes, ‘Comedown Machine’, salía al mercado en 2013, no hace tanto como parece que pudimos escuchar su último material de estudio: el año pasado nos sorprendían (y no para muy bien) con el EP ‘Future Present Past‘ editado en su propio sello.

El Último Vecino y Modelo de Respuesta Polar, entre los seleccionados de Girando por Salas

1

ultimovecinoGirando por Salas, la iniciativa que apoya a proyectos revelación de nuestro país ayudándoles a girar por toda España, ha anunciado sus 26 seleccionados para la temporada 2017/2018. La fase de inscripción para esta 8ª edición finalizaba el pasado 30 de junio con un total de 1.145 artistas inscritos. Tras la revisión del cumplimiento de las bases, el número de artistas aprobados quedó en 840. Ahora se han dado a conocer los 26 artistas seleccionados, entre los que hay varios artistas conocidos, pues según las bases, simplemente tienen que tener menos de 3 discos. Este es el listado, en el que se ha marcado con un asterisco los 5 seleccionados que han salido de entre los 20 más votados por el público.

[IN MUTE] *
APARTAMENTOS ACAPULCO
ATACADOS *
BARBOTT
BLUES & DECKER
DUENDE JOSELE
ED IS DEAD
EL ÚLTIMO VECINO
FLAMINGO TOURS
FREDI LEIS *
FUNKYSTEP & THE SEY SISTER
HELENA GOCH
HOLY BOUNCER
ISLA IGLÚ
LÁGRIMAS DE SANGRE
LUCAS COLMAN *
MODELO DE RESPUESTA POLAR
MORGAN
NÚRIA GRAHAM
O SISTER!
OGUN AFROBEAT
PAULA ROJO
PIEZAS Y JAYDER *
ROIG!
THE LIMBOOS
TIGRES LEONES

GPS es una iniciativa del Ministerio de Educación Cultura y Deporte, a través del INAEM, en colaboración con la Federación coordinadora del circuito de Músicas Populares constituida por las asociaciones profesionales: ACCES (Asociación Estatal de Salas de Música en Directo), APM (Asociación de Promotores Musicales), ARC (Associació de Representants, Promotors i Managers de Catalunya), ARTE (Asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo), MUSICAT (Associació Professional de Músics de Catalunya), PROMUSICAE (Productores de Música de España) y UFI (Unión Fonográfica Independiente).

Low Festival 2017 (sábado): el retorno de las viejas glorias

5

Si en la primera jornada del Low vimos conciertos repletos, visto el trasiego de asistentes durante la noche y la madrugada del sábado, surge una pregunta: ¿se está quedando pequeña la Ciudad Deportiva Guillermo Amor para albergar el festival? Especialmente en los conciertos de los grupos principales, no solo se hacía complicado acceder a los escenarios, sino simplemente caminar por el resto del recinto. Morir de éxito no debería ser algo a vislumbrar a lo lejos, así que tal vez la mejor opción sea reducir un poco el aforo, de manera que la experiencia sea cómoda para los asistentes. En cuanto a los conciertos, hubo momentos para el recuerdo con bandas como The Hives o Franz Ferdinand reviviendo sus días de gloria ante hordas de fans enfervorecidos. En el territorio nacional no fue menos, con Sidonie, Delorean o Los Punsetes ofreciendo sólidas actuaciones.

captura_de_pantalla_2017-07-30_a_las_16_29_49

Aún pegaba el sol con fuerza cuando The New Raemon & McEnroe salieron al escenario Matusalem, pero no importaba el bochorno cuando sonaron los temas de su notorio disco conjunto. Rodeados de una banda de rica instrumentación (vibráfono inclusive), repasaron temas como ‘Por fín los ciervos’, con la carga emotiva que tan bien saben llevar Ramón y Ricardo a su música. Tras los temas del citado ‘Lluvia y truenos’, echaron mano del catálogo de sus respectivos proyectos y así pudimos escuchar ‘Reina del Amazonas’ de The New Raemon o ‘La Palma’, de McEnroe. Grandes músicos, grandes talentos que hay que apreciar y atesorar. En el escenario Estrella Damm, Nada Surf tuvieron un concierto un tanto movido por algún problema técnico que otro, ya el amplificador de bajo de Daniel Lorca empezó a dar problemas durante ‘Hi Speed Soul’, lo cual fue una pena, porque el trío estaba sonando francamente bien y el público estaba metido en el concierto. ¿Solución? Matthew Caws tocó la preciosa ‘Blizzard Of ‘77’ mientras sustituían un cabezal de ampli por otro, así que genial. La química que hay entre los tres músicos va más allá de la propia música, se nota que se llevan bien y el buen rollo llegó a todos los presentes, con otros temazos de la talla de ‘Always Love’, ‘Hyperspace’ o ‘The Way You Wear Your Head’ y los divertidos (y bastante logrados) intentos de Caws por hablarnos en castellano.

Aunque la jornada del sábado estaba plagada de grandes nombres, convenía dar un repaso a la parte media del cartel y recorrer otros escenarios, como el Jägermusic. Allí, los zaragozanos My Expansive Awareness ponían el contrapunto psicodélico con los temas de su reciente ‘Going Nowhere’, trabajo que mira hacia el pasado pero siempre con la mirada puesta en el presente. Hipnóticos unas veces, enérgicos otras, pero siempre con un discurso coherente, como atestiguan temas como ‘The Wheel’ o ‘Do you wanna be rich?’. Aún estando encajonados entre las actuaciones de gente como Nada Surf o Neuman, lograron congregar a una audiencia a la que hicieron disfrutar. En otro de los escenarios intermedios, el Wiko, Soledad Vélez seguía presentando los temas de ‘Dance and Hunt’, llenando la atmósfera con el misterio de temas como ‘You have no choice with me’, entre la electrónica y el dream pop, que quedan redondos con su portentoso chorro de voz.

captura_de_pantalla_2017-07-30_a_las_16_28_54

Sidonie siempre son sinónimo de desenfado y fiesta y su concierto del Low no fue menos. Con el escenario Estrella Damm a reventar, la banda de Barcelona (con Ramiro de The Right Ons como músico invitado a las percusiones) encendió al público desde el minuto uno. Marc Ros, con su labia, hizo de maestro de ceremonias a la vez que de frontman, haciendo reír y corear temas recientes, como ‘Carreteras Infinitas’ y repasando su discografía, con temas como ‘El Bosque’, ‘Sierra y Canadá’, ‘Un día de mierda’ (con su ya clásico paseo a hombros por el foso) o ‘El Incendio’. Tras la marcha de Nick McCarthy el pasado año, Franz Ferdinand han vuelto este verano a los escenarios con dos nuevos miembros dentro de la formación liderada por Alex Kapranos. Sin novedad discográfica a la vista, su propósito en el Low (con posible récord de asistencia) fue revivir sus greatest hits, para deleite de los allí presentes. Siempre compactos y potentes, los escoceses pusieron el marcha el motor de baile y vaya que si se bailó con las consabidas ‘Take Me Out’, ‘Jacqueline’, ‘Michael’, o ‘Do You Want To’. A continuación, les llegó el turno a Los Punsetes, de quienes cabe decir lo que decía John Peel sobre The Fall: ‘siempre distintos, siempre iguales’. Para quienes los hemos visto unas cuantas veces, ya sabemos que son sólidos y que Ariadna va a salir a cantar con postura hierática con algún vestido estrafalario, esta vez de algo que parecía un tapiz. Sonaron clásicos como ‘Dos Policías’, pero también temas más recientes de su reciente ‘¡Viva!’.

captura_de_pantalla_2017-07-30_a_las_16_50_45

De vuelta al escenario principal, regresaba al Low uno de los grupos más queridos por el festival, The Hives, a quienes hay que agradecer su esfuerzo por mantener su cuidada estética, incluso con el bochorno veraniego de Benidorm. Trajeados y con el blanco y negro dominando la escena, Howlin’ Pelle Almqvist y compañía capearon el calor como buenamente pudieron y, como harían Franz Ferdinand un rato antes, ofrecieron sus grandes éxitos, como ‘Main Offender’, ‘Die, Allright!’, ‘Walk Idiot Walk’ (en la que o bien le fallaba la voz a Pelle por el calorazo o directamente era el micro el que había sucumbido) o la final ‘Tick Tick Boom’, en la que sacaron a pasear su faceta más circense, quedándose congelados durante unos minutos o con Pelle presentando a un miembro del público cada vez que presentaba a un miembro de la banda. Divertidísimos. En el lado más ensoñador de la música de baile estaban Delorean, otros viejos conocidos para el festival, actuando de madrugada en el escenario Matusalem. Inicialmente, se enfrentaron a un público que, pese a ser numeroso, mostró cierta indiferencia a las composiciones de su reciente ‘Muzik’, así que decidieron echar la vista a su estupendo catálogo para rescatar ‘Deli’, ‘Seasun’ o ‘Destitute Time’, con las que lograron conectar con el respetable. Y de propina, un tema nuevo titulado ‘Giro’, una interesante instrumental que, si bien presentan en su Soundcloud como material alternativo, apunta a nuevos horizontes, como siempre vienen haciendo los vascos. Cerrar los ojos y dejarse llevar. Una delicia.

Fotos: Javier Rosa

Dr. Luke cita a declarar a Lady Gaga por su relación con la acusación de abusos de Kesha

20

gaga-millionKesha continúa adelante con su carrera y en agosto publica disco, ‘Rainbow’, del que esta semana ha estrenado un nuevo adelanto, sin embargo la batalla legal que le enfrenta contra su antiguo productor Dr. Luke, a quien acusa de haber abusado de ella sexual y psicológicamente, está lejos de haber terminado.

Ahora el productor ha citado a declarar a una parte improbablemente implicada en este caso, Lady Gaga, de quien en febrero de este año se reveló había intercambiado mensajes de texto con Kesha en relación a la acusación de abusos contra Dr. Luke, mensajes en los que Kesha acusaría al productor de haber violado a otra artista aparte de a ella, y en los que rogaría a la autora de ‘Joanne’ emprender una “campaña de desprestigio” contra este, como adscribirse a la campaña #freeKesha en las redes sociales (cosa que Gaga ha hecho).

Dr. Luke cita a Lady Gaga porque según su equipo legal la cantante ha evitado por todos los medios ofrecer un testimonio presencial “tras solicitársele en repetidas ocasiones”. Según TMZ Lady Gaga sí ha entregado una declaración escrita con la información que se le ha solicitado, sin embargo los abogados de Dr. Luke encuentran el documento “incomprensible” por estar “demasiado editado”.

Finalmente un representante de Lady Gaga ha informado a Variety que la cantante “ha proporcionado toda información relevante en su posesión y como mucho es una testigo secundaria en el proceso”. “El equipo de Dr. Luke intenta manipular la verdad y desviar la atención mediática de su caso exagerando el papel de Lady Gaga y acusándola falsamente de esquivar peticiones razonables”, concluye.

Pros y contras de ‘Dunkerque’, el subidón bélico de Christopher Nolan

50

captura_de_pantalla_2017-07-30_a_las_13_30_59En 1998, Spielberg rodó una de las secuencias clave del cine contemporáneo: el desembarco de Normandía de ‘Salvar al soldado Ryan’. Veintitrés minutos de hiperrealismo audiovisual que cambiaron el cine bélico (y el de acción) para siempre. Casi veinte años después, Christopher Nolan ha querido ir más allá: rodar su “desembarco de Normandía” en cien minutazos, ofrecer una experiencia puramente sensorial durante todo el metraje de la película.

Lo mejor de Dunkerque

1. La banda sonora. Si le quitas la música y los efectos de sonido, ‘Dunkerque’ se queda más escuálida que una canción de Coldplay sin arreglos. Buena parte de la capacidad de la película para hacerte sentir que deberías haber ido al cine con casco es debido a la omnipresente música de Hans Zimmer y, en especial, al impresionante diseño de sonido. Ya lo avisó el propio Nolan: quien no vea ‘Dunkerque’ en el cine, no verá ‘Dunkerque’. Aunque eso sí, para disfrutarla como quiere el director, en analógico 70mm, la única sala de España donde es posible hacerlo es el cine Phenomena de Barcelona.

2. La estructura narrativa. Nolan ataca su película como si fuera un ejército: por tierra, mar y aire. Y cada uno a su debido tiempo: una semana, un día y una hora. Tres puntos de vista distintos que proporcionan a la película una sensación, por un lado, de vértigo narrativo (muy acorde con la desorientación que sufren los soldados en el fragor de la batalla), y por otro, de relato completo, de estructura capaz de abarcar e integrar todos los aspectos de una operación militar.

3. Las secuencias áreas. Una parte importante de la grandiosidad de esta hazaña bélica está narrada desde la minúscula cabina de un Spitfire. Este es el otro “milagro de Dunkerque”, la capacidad del director para capturar la épica, el dramatismo y la belleza de los combates aéreos solo con imágenes y sonidos, sin apenas echar mano del habitual recurso de convertir a los pilotos en narradores de la propia acción. Apenas se les ve la cara, y eso que uno de ellos es la mayor estrella del filme: Tom Hardy.

Lo peor de Dunkerque

1. La banda sonora. ¿Esto es la guerra o una clase de spinning? El (ab)uso que hacen Zimmer y Nolan de los subi-subidones sonoros para inyectar tensión a las imágenes consiguen en algunos momentos el efecto contrario: anularlas, matar su capacidad expresiva bajo el fuego de la ametralladora sónica. Más que el miedo de los personajes, lo que vemos en la pantalla es el temor del director a que sus imágenes no tengan la fuerza dramática esperada.

2. Cuando los personajes abren la boca. ‘Dunkerque’ es prácticamente una película muda. El único que no se calla ni debajo del agua es el comandante de marina al que da vida Kenneth Branagh. Y para lo que dice –obviedades, proclamas patrioteras e información histórica destinada al espectador, no a su interlocutor- se podría haber callado. La mayoría de los diálogos, en especial una reflexión a destiempo sobre la supervivencia, son bastante prescindibles.

3. Los “milagritos” de Dunkerque. La Operación Dinamo fue “milagrosa”. Gracias a un error táctico de Hitler, quien detuvo a la infantería pensando que la Luftwaffe de Göring bastaría para frustrar la evacuación aliada, los británicos consiguieron rescatar a 338.000 soldados de los 45.000 previstos. Fue un milagro, sí, pero… ¿de verdad es necesario escenificarlo con hasta dos secuencias principales donde los personajes son salvados in extremis de morir ahogados? 8

22.000 personas evacuadas de Tomorrowland tras incendiarse parte del escenario principal

14

fireUn incendio en parte del escenario principal del festival Tomorrowland, que se ha celebrado esta noche en Santa Coloma de Gramanet, Barcelona, ha obligado a la evacuación de sus más de 22.000 asistentes, tras declararse incendio en el lugar entrada ya la noche y poco después de que se celebrara un espectáculo pirotécnico. Once operarios acudieron a las 22.00 horas a la extinción del fuego, que tomó una hora. Se atribuye el incendio al sobrecalentamiento de un foco. Afortunadamente no se han producido daños personales.

Tomorrowland es uno de los festivales de música electrónica más populares del mundo. Su cartel de este año en Barcelona incluía nombres como Ruben Rider, Dj Valdi, Jose AM, Hektor Mass, Dj Nano, Abel Ramos, Albert Neve, Double Pleasure, Yves V, Ingrosso, Afrojack y Steve Aoki. Además, vía satélite se pudieron asistir a las sesiones en Bélgica -sede del festival- y otros países de Armin Van Buuren, KSHMR, Dimitri Vegas y Like Mike.

Los vídeos del incendio se multiplican en las redes sociales y son espectaculares. Algunos usuarios lamentan que “no pensaba que la noche terminaría así”, mientras otros bromean con que el fuego se originó porque se pinchó ‘Despacito’ durante el festival. Más allá de la broma “el festival está que arde”, también pueden encontrarse en Twitter memes varios sobre lo ocurrido.

Low Festival 2017 (viernes): triunfo en todos los frentes

1

captura-de-pantalla-2017-07-29-a-las-20-57-55

En un verano repleto de festivales en los que, frecuentemente, los mismos grupos suelen formar parte del cartel, es una bendición comprobar que el Low Festival de Benidorm llena su recinto año tras año, solidificándose más y más con cada edición. Sin duda, su mayor baza para la primera jornada era la única fecha que los Pixies tenían programada para nuestro país en 2017, pero se vieron llenazos en prácticamente todos los conciertos, ya fueran grandes, pequeños o medianos.

captura-de-pantalla-2017-07-29-a-las-20-58-05

Por las vicisitudes de atascos varios a la salida de Madrid, lo primero que llegamos a ver fue Corizonas en el escenario Matusalem. Con la tontería, ya pasa más de un lustro de la fructífera colaboración entre Javier Vielba, Fernando Pardo y compañía, quienes renovaron votos el pasado año con un nuevo LP, ‘Nueva Dimensión Vital’, con cambio de idioma incluido. Con una maquinaria tan bien engrasada, aplicando garra a cada tema, Vielba tuvo un trabajo fácil como frontman en temas ‘Run To The River’ o ‘Piangi Con Me’: con poco que hacía para invitar a participar al público, la respuesta era inmediata, ante lo cual la banda quedó muy agradecida. Tras ellos, Dorian pudieron comprobar en el escenario Estrella Damm que, pese a llevar cuatro años sin sacar disco nuevo, consiguen llenar todos los aforos en lo que es un idilio constante con sus seguidores. Nada nuevo bajo el sol, cierto, pero siempre apetece dejarse llevar por la emoción que transmiten temas como ‘Tristeza’, ‘Verte Amanecer’, ‘La Mañana Herida’ o, cómo no, ‘Cualquier Otra Parte’. Veremos qué les depara el futuro, pero les sigue funcionando tirar del pasado.

La carrera de Luis Alberto Segura como L.A. sigue viento en popa con ‘King Of Beasts’, un nuevo trabajo que vio la luz en abril y qué mejor lugar para mostrar sus temas más recientes que en el Low, festival con el que el mallorquín tiene una conexión especial (el año pasado, por ejemplo, salió un EP en directo, ‘Live At Low Festival’). Siempre con grandes estribillos en mente, la trayectoria de su música avanza a terrenos que abrazan cada vez más el rock de estadio, dejando a un lado la faceta más americana que exploró en discos como ‘Dualize’. Su repertorio en esta edición del Low estaba bien diseñado, entre la potencia de ‘Perfect Combination’, la coreable ‘Where The Angels Go’ y el romanticismo de una ‘Stop The Clocks’ desnuda, solo con guitarra acústica. Cuando todo está tan bien estructurado con la intención de meterse al público en el bolsillo, a veces se echa un poco de menos algo de espontaneidad, pero aún con todo cuesta resistirse ante grandes temas con grandes melodías.

captura_de_pantalla_2017-07-29_a_las_20_41_40

La mayor parte de las bandas que actuaron el viernes tenían al respetable siempre en mente, pensando en cómo ofrecer lo mejor de sí mismos para agradar. Con Frank Black y sus Pixies, nunca ha sido así ni lo será, lo tomas o lo dejas. Al ser la única oportunidad que íbamos a tener de verles presentar ‘Head Carrier’ en España, el llenazo fue absoluto, y los de Massachusetts demostraron que siguen en forma, ahora con Paz Lenchantin (A Perfect Circle, Zwan) intentando, con bastante buen tino, llenar los zapatos de Kim Deal, a quien es imposible no echar de menos. Su concierto fue una retahíla de hits, sí, pero al modo de Black, es decir, sin concesiones. Ejemplo: propios y ajenos esperaban la llegada de ‘Where Is My Mind’ y llegó, pero cantada de manera distinta, lo cual no impidió los consabidos coros de un público encantado con lo que fuera a suceder. No faltaron clásicos como ‘Monkey Gone To Heaven’, ‘Velouria’, ‘Gouge Away’ o ‘Isla De Encanta’, siempre infalibles. Pese a tener dos nuevos trabajos desde su reunión, pocas novedades hubo en el repertorio, como ‘Classic Masher’, de su último álbum. El final de la actuación fue otra muestra más de que hacen lo que quieren: podrían haber tenido un detalle con la organización del festival, quien tiene el hashtag #giganticlow publicado por todas partes y haber tocado ‘Gigantic’, pero no, por supuesto que no. En vez de eso hicieron un falso final con una extraña y alargada versión de ‘Ed Is Dead’ para esconderse en una cortina de humo y reaparecer para, ahora sí, terminar con ‘Into The White’, una cara B. Genios y figuras.

En la madrugada había ofertas para todos los gustos, entre la psicodelia africana de Golden Dawn Arkestra y la electrónica funk de Roosevelt, por mencionar a dos artistas, pero muchos se acabaron decantando por tirar de territorio nacional y asistir al concierto de La Casa Azul. Una mirada desde las gradas del escenario Estrella Damm hacía dudar sobre qué concierto había congregado a más gente en la noche del viernes. Me atrevería a decir que hubo empate técnico entre Pixies y el proyecto de Guille Milkyway, lo cual es de celebrar. Como acostumbra el barcelonés, la puesta en escena fue muy cuidada, impecable, con proyecciones para cada tema y cada vez más instrumentos en directo (batería y un segundo guitarrista). La fiesta fue total, desde los momentos más enérgicos con ‘Podría Ser Peor’, ‘Chicle Cosmos’ o la punki ‘Hoy me has dicho hola por primera vez’ hasta la calma chicha del momento piano bar en el que desnudó ‘Como Un Fan’. Hubo algún problema técnico que Guille supo capear con honestos agradecimientos tanto al público como a su equipo. Rematando con ‘La Revolución Sexual’, Milkyway dejó claro que nadie le puede pisar en su terreno.

Ya habíamos bailando suficiente y pensábamos que no quedaban fuerzas, pero por suerte llegaron !!! (Chk Chk Chk) para que sacáramos todo lo que quedaba. Nic Offer es de los frontmans más divertidos que hay y eso ayuda a animar hasta al que menos le importara la actuación de los neoyorquinos, quienes llevan años con un ritmo en mente y por tanto lo dominan como nadie. Quien no bailó o al menos se meneó un poquito con ‘Pardon My Freedom’, ‘Must Be The Moon’ o ‘Dancing Is The Best Revenge’ es que no es de este planeta.

Fotos: Javier Rosa

Anastacia busca su hueco en Eurovisión sonando al este en ‘Caught in the Middle’

9

anastaciaevolutionTras colaborar con nuestros Auryn, publicar un recopilatorio de éxitos, otro disco en directo y celebrar su divertida imitación por Blas Cantó en ‘Tu cara me suena’, vuelve Anastacia.

La autora de ‘Left Outside Alone’ publica nuevo disco, ‘Evolution’, el 15 de septiembre, y esta semana ha llegado a las plataformas de streaming su primer adelanto, ‘Caught in the Middle’, una canción típicamente pop-rock de Anastacia en la que destaca una sección de violines pero sobre todo su punto folclórico (esas cuerdas frotadas) que extrañamente sitúa la canción en algún punto de Europa del este, como si Anastacia buscara representar a Eurovisión en 2018. Y podría, pues la canción dura 2 minutos y 55 segundos. Anastacia de hecho siempre ha vendido más en Europa que en Estados Unidos, así que el giro no sorprende.

‘Evolution’ es el sucesor de ‘Resurrection‘, el que fue el disco de “comeback” de Anastacia en 2014 tras superar la cantante un segundo cáncer de mama.

Emotiva carta de la viuda de Chester Bennington de Linkin Park al fallecido cantante

12

chesterbennigtonEste 20 de julio la música ha perdido a otra joven estrella del rock como Chester Bennington, cantante de Linkin Park, que se suicidaba en su casa de Los Ángeles, consternando a toda una generación de fans. El grupo publicaba una carta poco después expresando su amor por Bennington, y ahora ha sido su viuda, Talinda, quien se ha dirigido a las redes sociales para despedir públicamente al padre de sus hijos.

“La semana pasada perdí a mi alma gemela y mis hijos perdieron a su héroe, a su padre”, ha escrito Talinda. “Teníamos una vida de ensueño que se ha convertido en una tragedia de Shakespeare. ¿Cómo sigo adelante ahora? ¿Cómo recojo las piezas de mi alma hecha trizas? La única respuesta que tengo es que debo criar a nuestros hijos con toda pizca de amor que quede en mí. Quiero hacer saber a mi comunidad y a los fans en todo el mundo que sentimos vuestro amor. Sentimos también vuestra pérdida. Mis niños son demasiado jóvenes como para haber perdido a su padre. Y sé que todos vosotros ayudaréis a mantener viva su memoria. [Chester] era un alma brillante y cariñosa con la voz de un ángel. Y sin sentir ya dolor, ahora canta sus canciones en nuestros corazones. Que Dios os bendiga a todos y nos ayude a apoyarnos en momentos de dolor. Chester habría querido que así fuera. Descansa en paz, amor mío”.

Recientemente Mike Shinoda, compañero de Bennington en Linkin Park, ha recordado al cantante publicando en Instagram la que sería la primera foto del grupo, tomada a finales de los 90. “Acabábamos de contarle a Chester que le queríamos en el grupo y él nos dijo que estaba listo para mudarse de Arizona a Los Ángeles. Fuimos a comer una pizza al lado de la Universidad de California para salir un rato y hablar de cuál sería nuestro siguiente paso”. Por supuesto el resto es historia: dos años después de la foto el grupo publicaría su debut multiplatino ‘Hybrid Theory’.

Cara Delevingne celebra su androginia en el vídeo de su buen primer single, ‘I Feel Everything’

23

La modelo y actriz Cara Delevingne protagoniza ‘Valerian y la ciudad de los mil planetas’, la nueva película de Luc Besson, estrenada el pasado 21 de julio y en la que también aparece Rihanna, y además interpreta una de las canciones principales de su banda sonora, ‘I Feel Everything’, cuyo vídeo acaba de estrenarse.

Delevingne puede estar contenta de no tener que contarse entre las celebridades que, motivadas por el oportunismo, han avergonzado a todo un gremio dando el salto a la música. De ‘I Feel Everything’ hay que celebrar dos cosas, que para no dedicarse a la música Delevingne canta bastante bien, y que la canción es una cucada retro, en la línea del pop con tintes jazz de los años cuarenta, que suena compuesta con mimo y no con intención de hacer dinero a partir del mínimo esfuerzo. Además, produce Pharrell Williams, con quien Delevingne ya ha colaborado en el pasado.

En cuanto al vídeo, este presenta a Delevingne interpretando el tema vestida en varios trajes y presumiendo una variedad de pelucas extravagantes: una buena manera de celebrar su androginia que no tiene nada que ver con la película, de la que se ven fragmentos a lo largo del vídeo, pero no importa, porque Delevingne actúa ante la cámara convencida de que es una estrella de la música y eso se transmite.

La banda sonora de ‘Valerian’ es sobre todo obra de Alexander Desplat pero también contiene canciones de David Bowie o Julien Rey.

Temples / Volcano

6

temples-album_1300x1300_grandeSun Structures’, el primer disco de Temples, me contrarió bastante. Ellos me parecían el típico hype británico sobredimensionado por los medios de su país. Se les veía tanto las costuras, era tan descarado el fusilamiento de las fórmulas de rock psicodélico de los sesenta -y de algunos de sus pupilos de los noventa-, que fui incapaz de comprarles la moto. Peor aún; el disco me aburrió soberanamente. Así que no iba precisamente bien predispuesta hacia este ‘Volcano’.

Realmente, no se aleja demasiado de las premisas de ‘Sun Structures’. La manera de presentar el sonido apenas ha variado; muestra una pátina envejecida y los instrumentos están eficazmente interpretados y distorsionados para conseguir el mayor efecto “vintage” posible; la voz de James Bagshaw está en constante falsete y permanentemente tratada. Y, por supuesto, las influencias de los sesenta permanecen. Temples continúan fusilando la psicodelia de sus abuelos sin asomo de pudor y siguen birlando las inflexiones melódicas a los Beatles (el robo es especialmente palmario en ‘Roman God-Like Man’), etc. Pero, oh sorpresa; quizás porque es verano y el cuerpo sólo me pide rock descocado y sin complicaciones, esta vez estoy gozando a Temples plenamente. Los ingredientes son los mismos, pero el plato les ha quedado más sabroso.

Porque ‘Volcano’ es un disco intrascendente, sí. Y también fresquito. Y entretenido. Repleto de temas ligeros y de melodías de fuste. Su psicodelia pop resulta aquí aún más luminosa y amable. Todo está pensado y diseñado desde y para el hedonismo, sin más intención que hacer pasar un buen rato. Nada más empezar ‘Certainty’, con su saltarín riff de ¿clavicordio? ya se me evaporan los prejuicios. Y es que las líneas de teclados añejos se adueñan del disco y adornan deliciosas golosinas pop como ‘Born in the Sunset’, rematada por coros surf. En ‘In My Pocket’ citan a Syd Barrett en versión accesible. El organillo desquiciado en ‘Mystery of Pop’, sus redobles como palmadas, el puente cantado a toda revoluciones, construyen un todo bastante irresistible. También hay intentos de ampliar su sonoridad hacia nuevos territorios. El inicio de ‘(I Want to Be Your) Mirror’ contiene ciertos tintes de indie de los ochenta en sus guitarras, aunque luego llega la deriva barroca en su estribillo. O la aproximación al pop comercial adulto de los 80 de ‘Open Air’, que incluso recuerda un poco a ‘I’m Still Standing’ de Elton John.

En ‘Volcano’ Temples afianzan su personalidad. Sí; siguen siendo inofensivos y todavía no alcanzan a sus referentes ni a las suelas de los zapatos, pero… ¿Y lo bien que se lo pasan (y nos lo pasamos) mientras lo intentan?

Calificación: 7,1/10
Lo mejor: ‘Certainty’, ‘(I Want to Be Your) Mirror’, Born Into the Sunset’, ‘In My Pocket’
Te gustará si te gusta: los Beatles, los primeros Status Quo, Pink Floyd, el revival psicodélico.
Escúchalo: Spotify

Kendrick Lamar y Rihanna, compañeros de peligro en el vídeo de ‘LOYALTY.’

10

Kendrick Lamar está poniendo toda la carne en el asador para la promoción de ‘DAMN.’, su último disco. Si los videoclips para ‘HUMBLE.’, ‘DNA.’ y ‘ELEMENT.’ impresionaban, espera a ver el siguiente, que corresponde a su single con Rihanna, ‘LOYALTY.’.

En el vídeo de ‘LOYALTY.’, Lamar y Rihanna interpretan a una pareja que es “leal” hasta la muerte… casi literalmente. Vemos a ambos apoyarse mutuamente en varios escenarios urbanos y oscuros, a Kendrick pelear con un policía o enfrentarse a sí mismo y a Rihanna a punto de caer de un rascacielos… cuando es salvada por la mano de su amigo. Aunque casi igual de protagonista en el vídeo que ellos son los efectos especiales, propios de una película de ciencia ficción.

Al margen de su éxito en streaming, ‘LOYALTY.’ ya era un semi hit en Estados Unidos antes del vídeo, donde esta semana ocupa el puesto 62 en la lista de canciones más vendidas. Es claramente una de las canciones destacadas de ‘DAMN.’ desde el principio gracias al gancho melódico de Rihanna pero también al “flow” de Lamar, nasal y apático, y a través del que el rapero desliza uno de sus versos más ágiles.

Angelina Jolie, criticada por la crueldad con que ha seleccionado a la protagonista de su nueva película

33

jolie-vanity-820x480La actriz y directora Angelina Jolie es portada del número de septiembre de Vanity Fair, en la que es su primera entrevista post-divorcio de Brad Pitt (que ya hizo lo propio hace unos meses). En la entrevista, Jolie no confiesa ser fan de ningún artista indie, pero sí habla de su divorcio y maternidad y revela que ha sufrido parálisis facial de Bell, una condición que paraliza un costado de la cara a causa de un daño en el nervio facial. Y sobre todo Jolie habla en la entrevista de su nueva película para Netflix, ‘Primero mataron a mi padre’, una adaptación de la novela autobiográfica de Loung Ung de 2000 que narra la experiencia de una niña durante el genocidio de los Jemeres rojos de 1970, en el que murieron cerca de dos millones de camboyanos.

Concretamente una parte de la entrevista ha levantado polémica contra Jolie por su descripción del método que la actriz empleó para seleccionar a la actriz protagonista de su película, la joven Srey Moch. Tal y como describe Vanity Fair, una vez en Cambodia Jolie, que es ciudadana camboyana, buscó niñas sin recursos en orfanatos, escuelas y circos que hubieran “sufrido dificultades” y allí, les sometió a un experimento psicológico que consistió en acercarles dinero en efectivo, preguntarles para qué lo usarían en caso de que se lo diera y retirárselo después. Srey Moch consiguió el papel porque fue la niña “que más tiempo pasó mirando el dinero”. Al final lloró y confesó que habría usado el dinero para pagar el funeral de su abuelo.

Desde las redes sociales se recalca la crueldad de este método usado por Jolie, conocida por su labor humanitaria, y se cuestiona si realmente era necesario manipular emocionalmente a niñas sin recursos para conseguir un buen reparto. Algunos usuarios hablan de “abuso emocional” y otros de “explotación infantil”, pero lo seguro es que Jolie era la última persona en Hollywood que esperábamos afrontaría críticas de este tipo. De momento no ha hablado de la polémica en redes sociales o a través de ningún representante.

Nicki Minaj y Future cumplen el récord de “nada” por minuto en el vídeo de ‘You Da Baddest’

20

Cumpliendo con su agenda de single por semana o quincena (aunque esta vez se ha pasado varias semanas sin sacar novedad alguna, lo cual nos ha preocupado), Nicki Minaj estrena hoy un nuevo tema con Future, ‘You Da Baddest’. A decir verdad, el tema es de él, pues pertenece a su nuevo disco, ‘HNDRXX’, que ha salido hoy, pero Minaj es la completa protagonista de su vídeo, que se ha publicado ahora a pesar de que lleva rodado desde febrero.

Tanto vídeo como canción no podrían ser más irrelevantes, pero el vídeo se le lleva la palma, pues no es sino una sucesión de planos de Future y Nicki Minaj presumiéndose a sí mismos por lo que parece el paseo marítimo de Miami, con la diferencia de que Future no tiene gracia ninguna bailando frente a la cámara y Minaj se lo merienda, claro que aupada por unos atuendos y unas joyas que deben costar en total el triple de lo que ha costado rodar el vídeo.

La canción por su parte se suma a otras naderías hip-hop de Minaj sobre ser la “más malota” de la industria, pero en esta ni siquiera su verso es particularmente interesante, y bien sabido es que Minaj, donde pone un “featuring”, se supera, hasta el punto que estos llegan a ser lo mejor de la canción, como sucedía por ejemplo en ‘Make Love’ o ‘Kissing Strangers’. Como diría Oto Vans: “¿qué la pasa?” Nicki, ¡vuelve!

Sorpresa en UK: Lana Del Rey consigue el número uno con ‘Lust for Life’

20

lana-del-rey-lust-for-life-coverLana Del Rey ha conseguido con ‘Lust for Life‘ lo que no consiguió con su anterior disco, ‘Honeymoon’, esto es, que su nuevo disco sea número uno en Reino Unido. Este es el tercer número uno de Lana en el país tras ‘Born to Die’ y ‘Ultraviolence’.

La noticia supone un alivio importante para Del Rey, pues los datos de las “midweeks” británicas adelantaban que el disco sería top 2 y quedaría detrás de ‘Crooked Calypso’, el nuevo álbum de Paul Heaton y Jacqui Abbott, que de hecho ha vendido más copias físicas que ‘Lust for Life’. Sin embargo gracias a su éxito en streaming (cerca de 6.000 puntos frente a los 230 del dúo) el disco de Lana le ha arrebatado a los primeros el número uno (Lana suma 24,972 copias vendidas frente a las 23,548 de Heaton y Abbott). Ahora falta que la cantante consiga lo mismo en su país, Estados Unidos, donde pelea por el número uno contra Meek Mill y Tyler, the Creator. Este es el tercer número uno de Lana en las islas tras ‘Born to Die’ y ‘Ultraviolence’.

Podría decirse que el resultado comercial de ‘Lust for Life’ en Reino Unido corresponde con su recepción crítica: de momento es el disco mejor valorado de Del Rey en Metacritic, habiendo salido la semana pasada. Acumula un 79 sobre 100, en contraste con el 76 sobre 100 de ‘Honeymoon’, publicado en 2015. También es cierto no obstante que el álbum contiene un single potente (‘Love’) y colaboraciones tan destacadas como las de The Weeknd, Stevie Nicks y Sean Lennon Ono, que podrían haber animado sus ventas.

Está por ver si el hipotético disco de 25 filtraciones que planea sacar Del Rey en el futuro consigue estos mismos datos.

La disculpa de Rick Ross por su machismo apesta a RRPP… ¿o nos las creemos?

2

Esta semana el rapero Rick Ross se ha cubierto de gloria explicando el motivo por el que no ficha a mujeres raperas en su sello Maybach Music Group: sencillamente porque sabe que se “terminaría follando” a alguna, lo cual “jodería el negocio”. Ross continuaba su explicación argumentando que si invierte dinero en promocionar a una rapera, y si ademas esta es atractiva, por lo menos “un par de veces” debería acostarse con ella.

Probablemente amonestado por su equipo de relaciones públicas, que debe haber atendido atónito a las palabras de Ross, o quien sabe si influido por un ataque repentino de buena conciencia, el rapero, que al fin y al cabo tiene que seguir vendiendo discos y entradas y esas cosas, ha publicado una carta en las redes sociales disculpándose de estos comentarios machistas, recalcando que al fin y al cabo él pertenece a un mundo “dominado por una minoría” como es el hip-hop, y que por tanto no tiene sentido que ataque a las mujeres, que ya bastante discriminación sufren precisamente en un mundo de hombres como es la industria de la música.

“El pilar de todo mi imperio se sustenta en la dirección de dos de las personas más fuertes que conozco, que casualmente son mujeres, mi madre y mi hermana”, ha escrito el rapero. “Las operaciones no funcionarían sin ellas y tengo el máximo respeto por las mujeres en esta industria. Yo mismo tengo una hija, mi regalo más preciado en el mundo. Mi comentario no refleja mis creencias en este asunto. Un error del que me arrepiento. Espero usar mi error, mi plataforma y la comunidad [a la que pertenezco] para abrir debates sanos e implementar cambios en este tema tan importante. Respeto también por las personas que se plantan para decir “hey, eso no está bien”. Ahora es momento de asumir responsabilidad”.