Inicio Blog Página 1159

Los Santos / Pxxrificacion

10

pxxrificacionCon un cambio de nombre aparentemente provocado por la salida del productor Steve Lean del combo, PXXR GVNG han pasado a ser Los Santos. Al margen de eso, se diría que poco ha cambiado desde que editaran en 2015 el iniciático ‘Los Pobres’, referencia ineludible para definir un movimiento trap que está capitalizando a manos llenas la contracultura musical de nuestro país, para escándalo de propios y ajenos.

Sin embargo basta escuchar aquel disco hoy ante este ‘Pxxrificacion’, regreso del combo tras un largo periplo engrosando sus referencias en solitario, para evidenciar que, aunque se mantiene en buena medida su frescura y fiereza inicial, sus skills han avanzado considerablemente. También es cierto que las producciones de primeros espadas del rap contemporáneo como los miembros de 808 Mafia Gezin y Lex Luger implican que vuelan a un nivel muy alto. Ellos lo explican y lo ejemplifican a la perfección en dos de los mejores temas de este EP, el anticipo ‘2K14DPG’ y, sobre todo, en la enorme ‘Youtubers’ (con un verso de Jamal Farruk, compañero de Khaled y Yung Beef en Kefta Boyz), en el que el trío no solo muestra nuevos registros vocales sino que prueba que siguen resultando de lo más adictivo.

Cerca, muy cerca de ambos, vuelan ‘Trappin en el Vaticano’, con la intervención estelar del MC italiano Darkside777 del colectivo transalpino Dark Polo Gang, y ‘6 pecados’, con otra base brutal de Gezin. ‘Kes Ke Se’, otra reivindicación del gang en el que empezaron aún en Granada y, sobre todo, ‘Worldstarhiphop’ (con el recurrente Ac3) son palpablemente inferiores al resto, menos inspiradas. Algo que, tratándose de un EP de 6 cortes, podría arruinar el conjunto. Sin embargo, es innegable que ‘Pxxrificacion’ es sencillamente un nuevo golpe en la mesa, una advertencia de que, pese a la competencia, Los Pobres siguen mandando y marcando la pauta.

Los Santos arrancan el viernes 7 de abril, en la sala Apolo de Barcelona, su primera gira juntos por nuestro país en mucho tiempo. Gira que les llevará, entre otras plazas, a A Coruña (Sala Pelícano), Oviedo (Sir Laurens) y Madrid (Ochoymedio – Trvmp Club).

Calificación: 7/10
Lo mejor: ‘Youtubers’, ‘2K14DPG’, ‘Trappin en el Vaticano’
Te gustará si te gusta: Migos, Dellafuente y, obviamente, Pxxr Gvng
Escúchalo: Spotify, Youtube

El post-punk de Editors y el electro bailable de The Magician, de la mano en Murcia

1

editorsQueda menos de un mes para que WAM Estrella de Levante abra el telón de su primera edición, que se celebra en la FICA de Murcia del 2 al 7 de mayo. Una primera edición que ya cuenta con un jugoso cartel compuesto por nombres como los de Orbital, Future Islands, Shura, Fangoria, Lori Meyers, Trentemøller, Second o White Lies.

A todos ellos se unen dos nuevos nombres internacionales que pasan a engrosar las primeras líneas del cartel, en primer lugar, Editors, que presentará su último álbum, ‘In Dream‘, y el productor The Magician, conocido por sus remezclas para Clean Bandit, Lykke Li o Years & Years.

Además, son siete los nombres nacionales que se añaden al cartel de WAM Estrella de Levante, todos ellos expertos de los platos, como son Ley DJ, Women Beat, Dime Cariño DJ, Sala R.E.M. DJs, Miniyou y Salvaje y Silvestre.

Tras esta tanda final de confirmaciones, próximamente se dará a conocer el cartel por días de la primera edición de WAM, así como el calendario completo de actividades fuera del recinto, que englobarán propuestas de cine, danza, fotografía, escultura o gastronomía.

Los abonos para WAM Estrella de Levante están a un precio de 37 euros hasta esta medianoche.

Estrenada ‘Basketball’, colaboración de Marta Sánchez y Flo Rida con Jean Marie

28

martabasketballComo sabíamos hace unos días, está a punto de aparecer un nuevo single que contaría con protagonismo vocal de Marta Sánchez y el rapero norteamericano Flo Rida. Finalmente se confirma que se trata de un single del productor y DJ franco-italiano Jean Marie, del sello Blanco y Negro. ‘Basketball’, que así se llama el tema, se publica oficialmente el próximo día 21 de abril.

Sin embargo, los oyentes del programa ‘Global Show’ de Los40, conducido por Tony Aguilar, han tenido el privilegio de escuchar la canción en un estreno exclusivo hace unas horas. Y ahora, gracias a un usuario que ha subido el audio a Youtube, también podemos hacerlo nosotros.

Como podréis comprobar, este ‘Basketball’ encaja bastante en el sonido de los artistas que Diplo selecciona habitualmente para su sello, Mad Decent. Entre influencias de dembow y electro, Marta exige a un supuesto partenaire que no la trate como si fuera una pelota de baloncesto y que se ha acabado el partido, mientra que Flo Rida hace un breve rap hacia mitad del tema, sin robarle ningún protagonismo a la intérprete de ‘Desesperada’. Aún tendremos que esperar al ya citado día 21, cuando además se estrena el clip oficial que han rodado en Miami, pero todo apunta a que se convertirá en una canción recurrente en próximas fiestas veraniegas.

Cala Vento llevan su estribillazo a la tele y anuncian 2ª fecha en Barna

4

calaventoCala Vento han acudido recientemente a Likes de Canal 0 para interpretar un tema de su último álbum, el Recomendado, ‘Fruto panorama‘. El corte elegido ha sido ‘Isla desierta’, el favorito en plataformas de streaming. Joan Delgado Massot y Aleix Turon Vilagran se muestran solventes y confiados en vivo, conduciendo a ese estribillazo «todo lo que fui fue gracias a ti». Podéis ver el vídeo de la actuación bajo estas líneas.

Tras actuar por todo el país durante las últimas semanas (exactamente su reciente show en Bilbao fue el concierto número 100, en el madrileño Wurlitzer agotaron todas las localidades), Cala Vento continúa su amplísima gira.

Este 6 de abril habían anunciado la presentación del disco en la Sala BeGood de Barcelona. Pues bien, como han agotado todas las entradas para el concierto de este jueves, han añadido una segunda fecha que en realidad será antes: este miércoles 5 de abril. Este es el mensaje que acaban de dejar en Facebook: «BARNAAAA city, por la mañana anunciábamos que no quedaba ni una entrada para el jueves y que lo estábamos flipando, pues estamos igual solo que aún nos hemos flipado más y vamos a tocar un dia antes también, misma sala misma hora».

Cala Vento también estarán el 7 de abril en Igualada y el 21 de abril en Girona.

Drake venderá otro par de millones, Sampha no

1
Hits


drake more lifeEl protagonista en positivo de nuestra columna «Hits & Flops» esta semana solo puede ser Drake, pues solo él de momento ha logrado hacer sombra este año a Ed Sheeran a nivel global. El artista canadiense ha publicado una nueva «playlist» que no es sino un disco de los de toda la vida, solo que muy largo, llamado ‘More Life‘. El álbum incluye el hit del año pasado ‘Fake Love’ y otros 21 temas totalmente nuevos.

Como todos los últimos discos de Drake, ha alcanzado un monstruoso éxito en su primera semana, rozando lo equivalente a 700.000 copias a nivel global según la estimación de Mediatraffic. De ellas, 500.000 proceden de Estados Unidos, con más presencia proporcional que nunca de los puntos de streaming, lo cual es lógico si recordamos que en su semana de salida no había edición física, sólo digital, y lo rápido que ha cambiado el mercado. En cualquier caso, todo un exitazo sobre todo en Estados Unidos, que le ha dado otro disco de oro en tan solo 5 días y medio (la «playlist» salió por alguna razón un sábado por la tarde en lugar de un viernes por la mañana, como es lo habitual).

Además de ser número 1 en Estados Unidos y por supuesto su Canadá natal, el disco ha llegado al número 2 de las listas noruegas, irlandesas, británicas y danesas, y también ha llegado al puesto 5 en Francia y al puesto 7 en Alemania. Curiosamente, España es el país en el que peor le ha ido (puesto 42), si bien iTunes no es una tienda demasiado popular por aquí.

Además, el alto streaming de ‘Passionfruit’ (73 millones van ya en Spotify) y de muchos otros temas como ‘Portland’ o ‘Get It Together’, garantiza una larga vida a este proyecto, que pensaba tener edición física el 31 de marzo en las calles, si bien se ha retrasado. El millón de unidades está asegurado, los 2 millones son más que posibles. Playlist o no, este será uno de los discos más vendidos de 2017.

Flops


samphaCon quien no termina de pasar gran cosa es con Sampha. El colaborador de Drake (y de Kanye y de Solange y de tanta otra gente) debutaba en febrero con un ‘Process‘ que solo ha triunfado a nivel crítico. El álbum únicamente llegaba al top 10 en su país, Reino Unido, donde resistía en el top 75 tan solo 3 semanas.

En cuanto al resto del mundo, no se puede decir que haya generado demasiado interés: número 46 en Alemania, número 38 en Holanda, número 35 en Canadá, número 51 en Estados Unidos… y después, la nada. Salvo en la lista holandesa y la belga, el álbum aguantaba solo una semana en listas.

Una pena que un 20% de la riqueza de Drake no haya caído sobre este colega, teniendo en cuenta el potencial de ‘Blood On Me’ o la universalidad de ‘(No One Knows Me) Like the Piano’.

En cuanto a nuevas ideas promocionales, el artista acaba de sacar una película de 36 minutos con la música del disco, pero solo se puede ver en Apple Music. Esperemos que al menos le hayan untado.

Björk estrena vídeo de su último disco, aunque ya ultima el primero del próximo

39

bjork-notgetBjörk sube hoy a Youtube el vídeo de ‘Notget’, uno de los cortes incluidos en su disco de 2015, ‘Vulnicura’. En verdad, la versión completa del vídeo en realidad virtual ya pudo verse el año pasado en el Festival Airwaves de Islandia y forma parte de un proyecto mayor que también ha incluido vídeos de realidad virtual para ‘Family’, ‘Black Lake’ y ‘Stonemilker’. Ha sido dirigido por Warren du Preez y Nick Thornton Jones. La creación de una Björk digital seguro que hace a alguien pensar en el histórico vídeo de ‘All Is Full of Love’ que publicaba a finales de los 90, aunque aquí sus movimientos son mucho más rápidos, pues este avatar baila, y los colores, mucho más fantasía.

Que la cantante islandesa nos salga con este vídeo ahora no significa que no esté pensando ya en sus próximos pasos artísticos. El mes pasado ella misma hablaba de nuevo álbum, en el que está colaborando otra vez con Arca. «Es muy pronto, todavía no sé si debería decirlo, pero he terminado tres canciones con Alejandro [Arca], con quien trabajé en mi disco anterior. Aquel, de alguna manera, lo llamamos “infierno”: ¡fue como el divorcio! Y ahora estamos haciendo el paraíso. Utopía. Hemos hecho el infierno ya, nos lo hemos ganado”. Y después ha sido el director del último vídeo de Perfume Genius, y también director de los mencionados vídeos de Björk ‘Family’, ‘Black Lake’ y ‘Stonemilker’, Andrew Thomas Huang, quien ha revelado que acaba de grabar otro vídeo con ella.

Durante una entrevista con The Fader, Huang indicaba que estaba trabajando en un vídeo con Björk. Esto contaba ya hace dos semanas: «Creo que es muy pronto para decirlo ahora mismo, pero ya sabes, Björk ya ha escrito parte del disco. Queríamos evolucionar con respecto a lo que hicimos en ‘Vulnicura’, que era tan personal e introspectivo. Lo que puedo decir del nuevo disco es que va a mirar realmente al futuro, de una manera esperanzada que creo que es necesaria ahora mismo. Estoy emocionado. Probablemente usaré más mi experiencia en efectos visuales».

Halsey anticipa un ‘hopeless fountain kingdom’ inspirado en los cómics con ‘Now or Never’

16

halsey-hopeless-fountain-kingdom2016 fue un año agridulce para Halsey, en el que saboreó el megaéxito de ‘Closer‘, su single junto a The Chainsmokers que barrió en listas de todo el mundo durante semanas, pero en el que también sufrió un aborto durante su gira y dejó Twitter por la presión. Pero también fue un año de incansable trabajo, preparando su aportación en la BSO de ’50 sombras más oscuras’ y, sobre todo, su segundo álbum tras el considerable impacto de ‘Badlands‘, su álbum debut. El disco, que según reveló hace unas semanas con una sensual imagen, llevará el título de ‘hopeless fountain kingdom’, será un nuevo disco-concepto, como ocurría con el primero. En este caso, es una especie de adaptación científico-futurista de Romeo y Julieta, en la que su afición por los cómics de superhéroes de Marvel ha sido una inspiración fundamental, según explicó a Rolling Stone.

En la misma entrevista, Halsey también contaba que ha trabajado en la composición y producción de sus nuevas canciones con grandes nombres como Greg Kurstin (Adele, Sia), Benny Blanco (Katy Perry, Ed Sheeran) and Ricky Reed (Meghan Trainor, Twenty One Pilots). Tras desvelar también hace unas horas su fecha de edición, el próximo 2 de junio, y su portada, cada vez iban quedando menos incógnitas por desvelar en torno a ‘hopeless fountain kingdom’. Por ejemplo, cómo sonará. Y hoy, por fin, podemos saberlo. Pese a que el lanzamiento oficial es mañana martes (quizá porque se acompañe de un videoclip), Apple Music se ha adelantado a la jugada revelando hoy en exclusiva el audio de ‘Now or Never’, el primer adelanto extraido del mismo.

‘Now or Never’ es un medio tiempo sinuoso, con una lenta pero potente base rítmica que irrumpe tras una introducción de guitarras misteriosas. Aunque su estribillo es bastante claro (y revela hasta qué punto intervino Ashley Frangipane en la melodía de la antes citada ‘Closer’), parece evidente que estamos ante un buzz-single y que han de llegar temas más comerciales, aunque Halsey ha dejado claro que la repercusión comercial de este disco no era su prioridad.

James Blake canta en el primer single en 4 años de Mount Kimbie

1

wegohometogether_3000James Blake vuelve a estar de actualidad muy poco después de estrenar vídeo con Natalie Portman, extraído de su tercer disco en solitario, ‘The Colour In Anything‘. El artista, además de trabajar con Beyoncé en ‘Lemonade’, su álbum del año pasado, ha tenido también tiempo de colaborar con Mount Kimbie, uno de los proyectos de electrónica más importantes del panorama internacional, gracias a discos como ‘Crooks & Lovers’.

No hay disco nuevo todavía anunciado para este dúo formado por Dominic Maker y Kai Campos, que no publica nada desde 2013, pero desde hoy sí podemos escuchar un corte totalmente nuevo llamado ‘We Go Home Together’, de dos minutos y medio de duración y teclados más próximos de lo que esperábamos a la paranoia sesentera de unos Doors. La canción entonada por James Blake, como decíamos, viene acompañada de un vídeo dirigido por su colaborador Frank Lebon.

El tema celebra una amplia gira norteamericana de Mount Kimbie que tendrá lugar durante todo el mes de junio tras comenzar a finales de mayo y además el dúo también anuncia nuevos contenidos para su residencia en la cadena de radio NTS, que incluirá entrevistas e invitados como Julia Holter, James Blake, Kaitlyn Aurelia Smith, Connan Mockasin, Savages o Ash Koosha, entre otros.

Jamiroquai / Automaton

31

jamiroquai-automatonNada como desaparecer 7 años para que el público te reciba con más ganas que nunca. Jamiroquai ha pasado de sacar álbumes regularmente a hacerlo cada 4, 5 y ahora 7 años. El verano pasado era el vigésimo aniversario de ‘Virtual Insanity’, una canción y un vídeo que valen una carrera, y ahora el proyecto de Jay Kay lanza un nuevo álbum que no ofrece grandes novedades pero que en un par de ocasiones sí es capaz de mostrar lo mejor del artista. Y de convencernos de que Jamiroquai molaba más de lo que recordábamos.

El concepto de ‘Automaton’ es un nuevo juego entre lo humano y lo robótico en la era «digital», «en vista del auge de la inteligencia artificial y la tecnología en el mundo de hoy y de cómo los humanos estamos empezando a olvidar las cosas más agradables, simples y elocuentes de nuestro propio entorno, lo que incluye la relación entre los seres humanos». Podríamos abrir un debate sobre si el concepto es original y apetecible o todo lo contrario, si llega tarde o está más que sobado, pero no merece la pena: Jay Kay no lleva este tema mucho más allá del single homónimo, que dice: «Todo este amor que sentí por ti se ha ido a otro sitio / en la vida digital». Está muy bien la idea porque además pega con ‘Virtual Insanity’, pero el resto es la previsible fiesta nocturna. No esperes más reflexión sobre la vida de este famoso coleccionista de coches de lujo. Lo que nos da es un vasito de limonchelo por aquí, un affaire por allá. Con razón ‘Automaton’ sale al mercado en la estación que sale.

Hay una intencionalidad Daft Punk -ya sabéis, estamos hablando de robots y de lo humano contra la máquina- en algunos arreglos vocales del sencillo principal, del tema que abre el largo ‘Shake It On’ y de la bailable ‘Superfresh’. Ambos proyectos tienen asimismo un gran número de bajos en común porque beben de las mismas influencias setenteras. Pero la recreación de esta era sin más adorno es lo que mejor se le da a Jamiroquai, como muestra el dedazo disco de la mencionada ‘Shake It On’ y también el segundo sencillo, ‘Cloud 9’, que termina siendo una de las composiciones más conseguidas de su carrera, en este caso hablando sobre la felicidad de superar una relación que ha tocado a su fin.

En la línea, ‘Summer Girl’ podría haber sido tanto un sencillo de Donna Summer a finales de los 70 como uno de Hercules & Love Affair de 2008. Casi lo mismo que ‘Something About You’, que sí agradece una minúscula incursión trance que apenas dura segundos pero ahí está. Sobre todo porque la segunda parte del álbum, sin hacer aguas, no ofrece gran sorpresa. ‘Nights Out in the Jungle’ no sabe retratar una noche salvaje, cuando lo más que pasa en esta es que unas drag queens saludan desde una limousina; el saxo de ‘Dr Buzz’ (sobre las drogas) no salva una canción mediocre y ‘We Can Do It’ se acerca como otras a los terrenos de Chic, pero resultando demasiado plana.

Por suerte, el asunto remonta con la última pista, lo que es de agradecer en un álbum que dura 57 minutos y debería durar lo mismo que ‘C’est Chic’. ‘Carla’, dedicada a una chica que representa la inocencia, sigue los mismos patrones estéticos del álbum pero sabe aportar un punto de misterio desde letra y música que se echa de menos en otros momentos. ¿Está dedicada, como parece, a una hija que no tiene aún? ¿Es de alguna manera un recuerdo infantil? Una canción abierta que estimula la imaginación y que podría ser un buen quinto single. Ni tan mal.

Calificación: 6,5/10
Lo mejor: ‘Cloud 9’, ‘Carla’, ‘Something About You’, ‘Superfresh’
Te gustará si te gusta: Chic, Donna Summer, Daft Punk, él mismo
Escúchalo: Spotify

Rita Indiana vuelve con ‘El castigador’, un gospel-merengue contra la corrupción

7

rita-indianaLa dominicana Rita Indiana aseguró hace no tanto que no volvería a los escenarios “ni por un millón de dólares”, porque «no podía manejar la fama» (aunque aquí sea una artista alternativa, en su país es una celebridad). Sin embargo, y aunque probablemente no lo haya hecho solo por dinero, lo cierto es que la autora del inolvidable ‘La hora de volver’ ha regresado. Y no solo a subirse a escena, lo cual sucedió el pasado fin de semana en el Festival Isle of Light de Santo Domingo, junto a Crystal Castles o Real Estate, sino que además ha lanzado un nuevo single.

Se trata de ‘El castigador’, un tema contundente y oscuro que podríamos definir como gospel-merengue, y cuya letra acomete contra la recurrente corrupción que hunde a las clases trabajadoras, con ese inspirador léxico callejero latino que le caracteriza. El tema puede, además, descargarse de manera gratuita de su Soundcloud. Por el momento, se desconoce si este regreso de Indiana es esporádico o si planea hacer más nueva música.

Para quien no lo recuerde, Rita Indiana sorprendió a medio mundo (esto incluye a Pitchfork) con un electro-merengue que ponía al día los sonidos tradicionales del caribe. En 2011 llegó su confirmación con ‘El juidero’, un debut fabuloso firmado junto a su banda, Los Misterios, que hacía justicia a temas como ‘Da Pa Lo Do’ o ‘El Blu del Ping Pong’ o ‘Pásame a bucá’, que en forma de demo se habían convertido en pequeños éxitos a nivel local. Inesperadamente, poco después Indiana desapareció de la vida pública y se centró en su faceta como escritora, en la que ha editado varios libros de cuentos y dos novelas, una de las cuales, ‘Papi’, obtuvo notables críticas y la llevaron a establecerse como columnista del diario El País. Su última novela publicada es ‘La mucama de Omicunlé’, que recomendábamos aquí hace un par de años.

“Tan pálida que parecías muerta”: lujoso y evocador regreso de Wild Honey

1

wild-honey-torres-blancasEl músico Guillermo Farré, más conocido por su proyecto musical Wild Honey, ha anunciado la próxima publicación de su nuevo álbum. Lleva por título ‘Torres Blancas’, como el célebre edificio madrileño proyectado por Sáenz de Oiza en los años 60, y verá la luz este mismo mes, el día 28 de abril. Tal y como sucediera con ‘Big Flash’ y Tim Gane, Farré ha contado nada casualmente con otro ex-Stereolab para dar con su nuevo sonido. Se trata de Sean O’Hagan, que militó también en el grupo británico si bien es más reconocido por su trabajo al frente de The High Llamas, con el que ha dado cuenta de su magnífico conocimiento por los sonidos más exóticos y seductores de los años 60.

O’Hagan ha compuesto buena parte de los arreglos de este disco, mientras que la producción ha corrido a cargo de Farré y de Frank Maston, genio del lo-fi pop. Así define su nota de prensa el sonido de ‘Torres Blancas’: “Imagínate una fiesta en la casa del cuadro ‘Hollywood Swimming Pool’ de David Hockney bajo un sol de plomo, con The Carpenters y Stereolab entre los invitados y los Beach Boys como anfitriones”.

Desde el pasado viernes, además de todos estos detalles, conocemos la primera canción extraida del álbum. Se trata de ‘Mapas de zonas desiertas’, una evocadora canción que plasma musicalmente esas palabras del párrafo anterior, de manera encantadora y con una sentencia, “tan pálida que parecías muerta”, que se queda grabada a fuego inmediatamente. Su letra reflexiona sobre «la evolución espiritual de la generación de mis padres, que crecieron con una educación ultra católica durante el franquismo, pero que luego acabaron abrazando creencias muy hippies». Se confirma, además, la adhesión definitiva de Farré al castellano como lengua principal para sus textos, como ya insinuó en el fantástico EP de 2015 ‘Medalla de Plata’.

Tracklist:

El Volcán de Montserrat
Torres Blancas
Ojo de Cristal
Mapas de Zonas Desiertas
Horóscopo
Desenfocada
Leopardo
Reverb Infinita
Acantilado
Siguiendo a Desconocidos

Pau Vallvé: «Curiosamente, al dejar de funcionar como siempre nos habían dicho que se tenía que hacer, empecé a vivir de esto»

0

pau-vallvePau Vallvé es un inquieto artista todoterreno que lleva más de 10 años dando que hablar en el underground barcelonés. Miembro temporal de Standstill y compositor para bandas sonoras de cine y publicidad, Vallvé también ha sido músico para Maria Coma (junto a ella creó también el proyecto ü_ma) o Inspira, además de inventarse el álter-ego humorístico-musical Estanislao Verdet y, claro, publicar álbumes bajo su nombre propio. Este mismo año ha editado el ambicioso ‘Abisme cavall hivern primavera i tornar‘, un disco doble que da muestra de su versátil estilo compositivo, en el que lo mismo encontramos ecos del Elliott Smith más clásico que cierta tendencia a la épica bien entendida, combinado con estribillos certeros y letras extremadamente personales. Hace unos días hablábamos con él sobre este nuevo álbum, el cuarto ya de su carrera en solitario, de su particular manera de fabricar y distribuirlo (sólo los fabrica bajo pedido, de manera artesanal) y de su actual gira de presentación.

Antes de sus apariciones en festivales como Brunzit, Vida Festival y Cruïlla Barcelona, Pau Vallvé y su banda presentan ‘Abisme cavall hivern primavera i tornar’ en Reus (8 de abril, Lo Submarino), Manresa (21 de abril, El Sielu), Barcelona (27 de abril, Sala Apolo), Sabadell (12 de mayo, Festival Embassa’t) y Valencia (Festival Pops Marítims, con Rosalía & Refree, Anímic y Maria Arnal i Marcel Bagés).

Cuentas que en tus discos sueles explicar, con tus canciones, lo que te pasa entre uno y otro. Y que con ‘Abisme cavall hivern primavera i tornar’ has tenido que hacer un disco doble porque desde ‘Pels dies bons’ te han pasado tantas que reuniste más de 50. Dado que es una autoedición, ¿no se te pasó por la cabeza hacer tu propio ‘El Salmón’? Me refiero a que, dado que no tienes que contar con un sello para la edición y todo lo hace tú, ¿por qué limitarte a un disco doble? ¿Cuál fue el criterio de selección final?
Autoeditarte quiere decir pagártelo todo tú, así que eso ya de por sí es una limitación, al menos en mi caso que nunca tengo un duro. [Risas] En realidad yo siempre hago los discos de la misma manera. No me sé inventar historias sino que hago canciones de lo que me pasa. Voy grabando en el móvil todas las canciones que me van saliendo y allí las dejo hasta que me pongo a hacer disco. Siempre acaban siendo unas 50-60 ideas, pero como la vida en dos años (que es cada cuando suelo hacer disco) cambia relativamente poco, siempre me encuentro que esas 50-60 ideas hablan más o menos de un tema. Es por eso que normalmente lo puedo resumir y dejarlo en las típicas 12 canciones que forman el disco sin dejarme nada del relato personal y cronológico de esos dos años desde el disco anterior. Así que mis discos acaban siendo como fascículos documentales de mi vida. Pero esta vez al abrir la carpeta de grabaciones del móvil me di cuenta que mi vida en estos dos últimos años ha dado muchas más vueltas que de costumbre. Y me era imposible resumir todo el periplo en 12 canciones sin saltarme etapas. Así que no es que esta vez tuviera más canciones, ni que quisiera que fuera doble expresamente. Sencillamente, funcionando como siempre, ha tenido que ser doble para poder seguir con la idea de discos-fascículos.

«No es tan fácil como parece hacer una canción feliz sin que suene pegajosa, cursi y dé rabia»

¿Hay algún rasgo distintivo que te gustaría que fuera apreciado de este nuevo álbum en contraste con los anteriores?
Antes de hacer este disco me di cuenta de que solamente cogía la guitarra cuando la necesitaba, cuando tenía un bajón. Y cuando estaba bien, lo último que me apetecía hacer era sentarme, ponerme reflexivo y contar con una guitarra lo que me estaba pasando. Vi que había una diferencia abismal entre la imagen que tiene de mí la gente que me conoce (que soy más bien alguien que siempre está de broma, riendo, haciendo chistes, etc.) y la imagen que doy con mi discografía. Y claro, si uno tiene 12 momentos malos en 2 años son muy pocos, pero son 12 canciones, un disco. Así que decidí que esta vez quería también ponerme a componer en los momentos buenos, de subidón, de placidez, etcétera. ¡Y no es tan fácil como parece hacer una canción feliz sin que suene pegajosa, cursi y dé rabia! [Risas] Pero hay unas cuantas canciones felices en el disco, así que en parte creo que lo he conseguido.

A día de hoy, ¿qué has aprendido de ti después de acabar el disco? Mi impresión es que ‘Abisme…’ es más eufórico, más de altibajos, mientras que ‘Primavera…’ es más taciturno, más melancólico…
Como no he modificado el orden en que fueron escritas las canciones, para que fuera realmente documental y siguiera el hilo del viaje de estos dos años, supongo que los colores anímicos de los discos reflejan eso. Para mí la gran diferencia entre los dos discos, aunque los dos tengan momentos alegres y momentos de bajón, es que el primer disco es más derrotista, más pesimista, y el segundo más de tirar para adelante pese a las adversidades. Pero la gracia es que cada uno lo vea como quiera y se lo pueda hacer suyo.

Muchas de estas canciones albergan a menudo esa dualidad, esas subidas y bajadas, en sus mismas letras: a veces te muestras muy feliz por lo que tienes, pero, a la vez, estás jodido por no haberlo tenido antes, por haber tenido que esperar para disfrutarlo. ¿Quizá era por esto que el álbum tenía que ser doble, tener dos “caras”?
Bueno, esto es lo que te comenté antes, que para seguir el hilo documentalista de estos dos años han tenido que ser 22 canciones si no quería saltarme ninguna etapa.

«[Los referentes musicales] son parte de lo que somos, igual que nuestros orígenes, nuestra familia y nuestros recuerdos»

Desde la primera escucha, me sorprendió mucho ‘Diguem blat!’, un vals que recuerda a aquellos maravillosos que solía hacer Elliott Smith. ¿Se trata de un homenaje involuntario?
Supongo que es imposible que no se nos desprendan los referentes. Nos pasa a todos, en mi caso no me molesta en absoluto. Son parte de lo que somos, igual que nuestros orígenes, nuestra familia y nuestros recuerdos. Por lo tanto ya me parece bien que esa parte de quien somos encuentre su sitio en lo que hacemos. Igual que los Beatles lo hacen en la obra de Elliott Smith. Es bonito.

También hay un poderoso uso de la épica, a veces desbocada en los arreglos de canciones como ‘O només sóc jo?’, ‘En un somni estrany’ o ‘Jo i la il·lusió’. ¿Has tenido que contenerte a veces? ¿Ya has pensado cómo lo trasladarás al directo?
Sí, soy un poco épico-dramático, supongo que es la herencia del post-rock y el rock depresivo de los 90 en los que estuve inmerso en esa época. La gira ya ha empezado y con la nueva banda está siendo muy flipante. Es una pasada poder llegar a esos sitios ¡e incluso más arriba en directo!

Has trabajado mucho tiempo en bandas sonoras y publicidad. ¿En qué te ha ayudado todo ese mundo para escribir canciones pop rock?
Mucha gente me comenta que nota que la música de mis canciones siempre va acorde con la letra. Supongo que eso viene de allí. Poner música a una escena de cine se parece a musicar una letra. Siempre me ha parecido rarísimo que la gente pueda hacer discos donde la música y la letra vayan por separado.

«Curiosamente, al dejar de funcionar como siempre nos habían dicho que se tenía que hacer, empecé a vivir de esto»

A cada paso que das te vuelves más y más espartano en cuanto a la forma de publicar tus discos. Ahora has pasado de la autoedición a ni siquiera tener un sello propiamente dicho y a la no-distribución. ¿Cómo está siendo este proceso y cuáles son tus motivaciones para llegar a este punto? ¿Tan desencantado estás con la industria independiente?
Después de 13 discos funcionando como siempre me habían dicho que se tenía que hacer (con discográfica, editor, promotor, manager, distribuidor, etcétera), perdiendo mucho dinero y tiempo, decidí que algo tenía que cambiar. Y como hago una música que no es para todos los públicos y encima la canto en un idioma que no tiene mucho público, vi que tenía tres opciones reales: 1. Dejarlo, cosa que no era una opción real, porque esto es lo único que soy. 2. Hacer una música más fácil para la gente para que la cosa fuera más rentable o incluso cambiar de idioma. Pero este proyecto es mi espacio de libertad, de ser quien soy y hacer las cosas como me apetece hacerlas. Cuando hago bandas sonoras para cine o para publicidad ya hago lo que me dicen. Así que eso tampoco era una opción. O sea que me quedaba una única opción. 3. Reducir intermediarios y costes. Desde hace dos discos decidí auto-gestionarme el proyecto, auto-editándome los discos, llevándome toda la gestión del proyecto, dirigiendo las giras, la prensa, haciendo los videoclips, la web, la contabilidad, las redes, la promoción, etc. Y curiosamente, al dejar de funcionar como siempre nos habían dicho que se tenía que hacer, empecé a vivir de esto.

Paradójicamente, y haciéndolo todo tú también, con ‘Pels dies bons’ lograste dar 90 conciertos. ¿Cómo se consigue eso? ¿Y cuáles son tus perspectivas en ese sentido con respecto a ‘Abisme cavall hivern primavera i tornar’?
Se consigue con trabajo, trabajo y trabajo. Después de 15 discos si algo he aprendido es que esto aparte de un talento es un oficio. Los panaderos hacen pan cada día, los profesores van cada día al colegio, ¿por qué los músicos deberíamos trabajar solamente los fines de semana cuando tenemos concierto? Yo trabajo cada día, de 10h a 19h, hay que estar en todo: web, redes, promoción, contabilidad, planificación, estrategias, ideas nuevas para la gira, ensayos, nuevas canciones, videoclips y después los fines de semana conciertos. Y hacer las cosas con cariño. No solamente las artísticas, también las logísticas. Al final se nota y todo vuelve.

Feist rinde homenaje a Leonard Cohen en los Premios Juno 2017

4

feist-x-leonard-cohenEn la pasada madrugada se han celebrado los Juno 2017, premios que celebra la industria musical canadiense. Como parecía evidente, en la gala se ha rendido homenaje de distintas formas a la figura de Leonard Cohen, fallecido hace unos meses, y uno de los artistas canadienses más populares y queridos jamás. Cohen recibió dos de los premios más importantes de la noche, el de Artista del Año y el de Álbum del Año por su último disco, ‘You Want It Darker’, que fueron recogidos por su hijo Adam y uno de sus nietos.

Cohen, además, recibió un homenaje muy especial, presentado por el Primer Ministro de Canadá, el enrrollado Justin Trudeau, y su esposa. Se trató de la reaparición sobre los escenarios de Feist que, acompañada únicamente por su guitarra y dos coristas femeninas, interpretó el célebre ‘Hey, That’s No Way To Say Goodbye’ delante de una serie de imágenes en blanco y negro del cantautor. Feist ya ha anunciado la publicación el próximo 24 de abril de ‘Pleasure’, su primer álbum en 6 años.

Otros premiados de la noche además de Cohen fueron Alessia Cara, que recibió el premio al Álbum Pop del Año por su debut ‘Know-It-All‘ y actuó junto al productor Zedd, The Weeknd, Álbum R&B/Soul del Año por ‘Starboy’, The Tragically Hip, Grupo del Año y Álbum Rock del Año, Kaytranada, Álbum de Electrónica del Año por ’99.9%’, y Grimes, Vídeo del Año por ‘Kill V. Maim’. Una de las actuaciones más destacadas fue la de Bryan Adams, co-presentador de la gala, haciendo su popular ‘Summer of ’69’ junto a Alessia Cara, Sarah McLachlan y Billy Talent, entre otros.

Polémico pre-party de Bruno Mars en Madrid

35

brunomarsBruno Mars visita esta semana nuestro país para presentar ‘24K Magic‘ con dos macroconciertos, esta noche del 3 de abril en WiZink Center de Madrid y el viernes 7 de abril en el Palau Sant Jordi de Barcelona, con las entradas agotadas desde hace meses. Por eso había tantísima expectación por un preparty oficial celebrado en una conocida sala madrileña, Shôko. El evento contaría con la presencia del artista y, ante las recurrentes noticias de que el cantante norteamericano ofrecería un pequeño “recital” (aunque en la publicidad del evento solo se indicaba que el intérprete de ‘24K Magic’ estaría presente), los fans con y sin entrada invirtieron entre 60 y 100 euros (más gastos) para verle de cerca.

Sin embargo, el encuentro fue al parecer decepcionante para el público asistente. Según reporta Europa Press, Mars efectivamente acudió a la fiesta (impagables los vídeos de su entrada donde le espetan “¡vamos, máquina!”), pero si ofreció un concierto fue únicamente para los asistentes que ocupaban las mesas de los reservados (que se ha dicho costaban entre 500 y 4.000 euros) y los invitados VIP, entre los que, según El Mundo, se contaron aristócratas como Eugenia Martínez de Irujo, actrices como Ana Fernández o Berta Vázquez (‘Vis a vis’), artistas como Natalia de Operación Triunfo, Gemeliers o DVicio y Belén Esteban.

Tras permanecer cerca de dos horas en el área de acceso reservado, finalmente bajó al escenario de la sala Shôko donde esperaba el público general y, muy divertidito, cantó alguna frase suelta sobre algunos de sus éxitos (‘Locked Out of Heaven’, ’24K Magic’ y ‘That’s What I Like’) que sonaban desde la mesa del DJ para después volver a desaparecer. Tras ello, los asistentes acudieron de forma masiva a poner una hoja de reclamaciones a la sala por considerarse estafados. No solo es que les decepcionara la breve aparición de Mars, sino que argumentan que, además, se instaló una tarima elevada justo frente al escenario que, al estar ocupada por los invitados VIP, impedía la visión para buena parte de la pista. Por el momento ni la sala ni los promotores del evento se han manifestado sobre las quejas recibidas, pese a que su muro de Facebook se ha llenado de ellas y a raíz de esto se ha extendido el hashtag #Shokoestafadores.

Muy cerquita de @brunomars ❤️❤️❤️

Una publicación compartida de Natalia Rodriguez (@nataliaoficial) el

La Buena Vida en 40 canciones

13

labuenavidaEste 2017 se cumplen 25 años del nacimiento de La Buena Vida, de su primer EP y de su primer concierto. Es también el 20º aniversario de ‘Soidemersol’, una de sus dos grandes obras maestras. Además, será la fecha en que algunos de sus componentes volverán a editar música tras la marcha de Irantzu Valencia y la trágica muerte de su co-autor y bajista Pedro San Martín en accidente de tráfico. El nuevo proyecto de Mikel Aguirre recibe el nombre de Amateur y en él Irantzu volverá a cantar en uno de los temas. Abanderados de lo que se llamó Donosti Sound en las hemerotecas, pronto se diferenciaron de Le Mans (Ibon Errazkin llegó a colaborar con ellos) acercándose a una universalidad adulta que poco tenía que ver con el indie y el underground. Que ‘Hallelujah’ no fuera multiplatino es algo que no se puede comprender mirando las cifras que se manejaban en aquella época: se componía de música completamente atemporal que debería haber sonado, quizá no en 40 Principales, pero sí en M80, Cadena 100 y Cadena Dial.

El grupo, que solía citar entre sus influencias a Love, Felt, Moustaki, Scott Walker, Cohen o los Beatles, se diferenciaba desde el principio de todos ellos por su carácter naíf, heredado de Aventuras de Kirlian, y después por su gusto por las orquestaciones y el pop clásico. En esta tabla repasamos 40 de sus mejores canciones que, lamentándolo mucho, en general no están disponibles en ninguna plataforma de streaming de manera digna, tan sólo en Youtubes de pésima calidad que no hacen justicia a las grabaciones espectaculares realizadas en Londres, Praga, Madrid o Donosti, con el dinero que no tenían y la ayuda de su productor Iñaki de Lucas y el arreglista Joserra Senperena. Esperemos que alguien resuelva esto algún día, pues los CD’s y vinilos o están descatalogados o, en su mayoría, se venden a precios realmente prohibitivos. Este artículo no habría sido lo mismo sin la ayuda de Richie, webmaster de la web de La Buena Vida durante la década pasada, que me ha donado gentil y rápidamente las fotos de grabación de ‘Soidemersol’ (1997) y los textos que Pedro San Martín escribió sobre casi cada canción y grabación de la banda. En esos textos, por cierto, aparece la palabra «amateur». «Amateur es poco para lo que éramos como grupo», indicaba hablando de sus inicios.

40
Hoy es domingo
1992

La Buena Vida han pasado a la historia como la versión menos ácida del Donosti Sound en contraste con Le Mans. Pero realmente su etapa popi se ciñe a los primeros dos discos y a los primeros dos EP’s que los precedieron. A canciones como ‘Por la mañana’ y su desvergonzada cita a «peces de colores, también hay flores» de su debut largo. Es curioso recordar lo Pegamoides que suenan ritmos y guitarras de aquella época, aunque en su caso con unas letras radicalmente diferentes. Su primer single, de 4 canciones y 8 minutos, contiene estupendos temas como ‘Mi reloj’ y esta evocadora ‘Hoy es domingo’, en la que Borja metió un teclado tipo acordeón. Ojo también a ‘Tardes de café’ y sus deliciosos «parapapás»: quedó fuera del disco y de su primer single, pero Siesta la recuperó para la caja recopilatoria ‘Sencillos’.

39
Noviembre
1994

La diferencia entre el primer y el segundo disco de La Buena Vida, aparte de en que en el segundo todas las canciones fueron escritas a la vez, y en el primero las composiciones provienen de diferentes etapas, es el paso a la solemnidad. Se nota en canciones sobre las que hablaremos más adelante, pero sobre todo en el final del álbum: ‘Un vestido de tul’, estupenda, bastante Vaselines; y esta suplicante ‘Noviembre’. Su pesadumbre es ya evidente y el cambio de acordes en «pensándolo bien, los sueños son sueños» recuerda a Los Brincos. Pedro la defendía así: «Creo que es una de las que mejor quedó. Los arreglos fueron un acierto (el obstinato del violín, el solo del cello, el vibráfono…) La intro en “fade in” también quedó muy bien y las voces terminaron por mejorarla».

38
Bodas de plata
1999

El Donosti Sound fue largamente comparado con Vainica Doble por su falsa apariencia naíf, sus melodías a veces esquivas y sus letras. En el caso de La Buena Vida, el caso más claro es esta ‘Bodas de plata’ que incluye rimas como «eres como un calendario un tanto estrafalario» y una estrofa ultra Vainica en su acritud: «Esa cara de inocencia, aparente decencia / más bien truculencia, más bien desamor / tu mala conciencia que al fin se liberó». Redondeando este anti-himno, título de la canción. ¿Manuel Alejandro?

37
La calle del Carmen
2003

‘Hallelujah’ (2001), que iba a ser doble, no era el único disco en cuya grabación a La Buena Vida le sobraron canciones enormes. Las caras B del single ‘Los Planetas’ también lo eran. ‘En un mundo mejor’ era un interesante cruce entre ‘Soidemersol’ (por el inicio jazz) y ‘Hallelujah’ (por temática, ese «10 años juntos, no nos conocemos»), pero es que ‘La calle del Carmen’ podría haber sido perfectamente un single. Un paseo por la ciudad lleno de complicidad y calma pese a la ruptura, entre la persona que camina y la persona en el balcón. El título no se refiere a la conocida calle madrileña, ciudad en la que vivió gran parte del grupo, sino a una de Pamplona de Lo Viejo.

36
Mira a tu alrededor
1994

El segundo single en 7″ o EP editado por La Buena Vida se abría con una estupenda canción de indie pop británico llena de punteos ultra The Cure que sigue sonando tan lozana como el primer día. Un retrato de la cotidianidad centrado en el desorden de un hogar en el que emergen los coros más a lo pop cincuentero y también Motown que hayan grabado La Buena Vida jamás. En aquel EP también destacaba la melancólica y acústica ‘La gran familia’, todo un antecedente de lo que Mikel e Irantzu lograrían después sumando voces.

35
Calles y avenidas
2006

‘Vidania’ es el único disco sobre el que Pedro San Martín no dejó escrito un «canción por canción». Por suerte, estas seguían hablando por sí mismas. El que sería el último disco de La Buena Vida, aunque nadie lo supiera en aquel momento, permanece infravalorado a día de hoy, quizá porque ‘SOS’ no era tan buena como ‘HH:MM:SS’ aunque claramente buscaba ser un single de éxito… como la algo obvia ‘Ayer te vi’; y por canciones menores como ‘De nuevo en la ciudad’. Y sin embargo, contenía más de una joya perdida. Entre ellas, la canción inicial. La letra no está redondeada del todo, pero sí lo están la instrumentación y la sensación buscada: un paseo desesperado por la ciudad, que muestra a Irantzu atormentada y perdida, con muestras inequívocas de depresión («otro fin de semana sin nada que valga la pena», «nunca me encuentro bien», «lo que tengo, ya no lo quiero / lo que quiero, lo he vuelto a perder»). Sucede la melancólica ‘Autobuses’. Es imposible escuchar la una sin la otra.

34
Todo se tambalea
1999

Un porcentaje del cariño que el público sentía hacia el grupo estaba en las habituales pistas fantasmas y sorpresa que metieron en cuatro de sus siete discos. Quizá sería demasiado dar un lugar de estos 40 a la canción de los silbidos de ‘Soidemersol’, pero ‘Todo se tambalea’ de ‘Panorama’ sí merece más que una mención. Es el vivo retrato de alguien que lucha dentro de una burbuja por que no le afecten los múltiples males del mundo exterior: «todo entonces se tambalea ante mis sentidos / yo sigo por el mundo con una sonrisa de ensueño». La música, completamente envolvente, sería la banda sonora perfecta para el final de ‘Eduardo Manostijeras’. Pedro no la consideraba en absoluto un «bonus track» más y además le añade un doble sentido musical sobre la arriesgada dirección artística del disco que la contenía: «Sin duda, la canción que más me gusta de este disco. Javier tuvo la gran idea de autocensurarse y quitar una parte de su propia canción durante el proceso de mezcla, ya que estaba grabada de manera muy diferente. De hecho no sé si me acuerdo cómo era el resto. Bueno, mejor dicho el principio, ya que lo que se oye en el disco es justo la parte final, donde Irantzu canta esas frases (nunca más certeras) que definen perfectamente lo que supuso ‘Panorama’. Una coda final para reflexionar sobre lo que fue este disco y si se había tomado el camino correcto o no».

33
Adiós, muchachos
1997

Una de las evoluciones más espectaculares que se recuerdan es la que tuvo La Buena Vida entre su segundo y tercer disco. Puede que el EP intermedio, ‘Magnesia’ (1995), de corte electrónico, diera una idea de que sus ambiciones no se quedaban en el Donosti Sound, y que en el segundo disco hubiera algún antecedente «clásico», pero nada hacía presagiar lo que se avecinaba. El grupo se embarcaba en una costosa producción que tuvo que asumir Polygram en lo que constituyó su único y desastroso contacto con una multinacional. Para grabar los arreglos «que tenían en la cabeza pero no sabían ejecutar» se desplazaron a Londres, compartiendo habitación entre los 5, incorporando cuerdas y vientos como es el caso de esta canción-cuadro que pasea, tristona, dejando imágenes tan nítidas como «la arena beige» o «el pastel de queso humea dulzón». San Martín explicaba tanto esta canción como ‘En voz baja’ de la siguiente manera: «Hay cantantes que hacían de su voz la línea a seguir, siendo los instrumentos un acompañamiento que la arropaba y ayudaba. Esta fue la idea inicial de ‘Soidemersol’, una chica con piano y orquesta detrás, pero al ir avanzando nos dimos cuenta de que funcionaba solamente en determinadas canciones. Curiosamente, en las que la orquesta toma un papel significativo nos era imposible quitar guitarras y bajo, y en estas más jazz pensamos que lo que acentuaría este aspecto sería basarlas en instrumentos que nosotros tocábamos, pero haciéndolo de forma distinta, como hacían guitarristas de discos que fuimos descubriendo meses antes». De ahí, pues, el exquisito uso de la guitarra con que se abre la canción.

lbv-londres

32
En voz baja
1997

A medida que la secuencia de ‘Soidemersol’ avanza se va sumergiendo en un fondo jazzy, y después de un tema muy apropiadamente llamado ‘Caruso’ y antes de ‘Adiós muchachos’ aparece esta maravilla a piano y punteo de guitarra llamada ‘En voz baja’, que supone una reflexión sobre el pesimismo («Siempre guardamos los días tristes y son tantos los buenos que es muy tonto pensar que no regresarán»). Como curiosidad, la mención al alcohol es una rareza en su discografía. En un mundo de indie cervecero y artistas calimocheros buscando ser rock and roll stars, La Buena Vida estaban así de «al margen». Taburete, escuchad el final de esta canción. Esta es la forma de hablar de bebida en una canción: «perdidos ya los años, lo que más se echa a deber / es un vaso de ron».

31
Después de tanto tiempo
1994

Otra de las canciones destacadas del segundo disco, también sumergida en los punteos indie-pop (el grupo citaba como referencia a Orange Juice), era esta pista llena de contradicciones que, pese a su aparente poso de inocencia, se enfrenta al reto del primer desengaño («tanto tiempo, ya no hay sentimiento, sólo hay amistad…») con cierta picardía (el cambio de melodía vocal en la coda «vamos a ver quién es el valiente que se deja ver»). En boca de Pedro San Martín, «Irantzu y Mikel le habían cogido el punto a cantar los dos a la vez y cada vez lo utilizábamos más». Se avecinan muy buenas cosas muy bien dispuestas.

30
El fin del mundo
2006

Una de las canciones que merece mucho la pena del último disco de La Buena Vida es este «Fin del mundo» que puede considerarse una segunda parte de ‘En un tiempo feliz’. Refleja también el retrato alegre de una cama compartida («yo me quedo en casa / ya no pienso salir / de un sueño nuevo que me ha hecho comprender / que ya no era feliz / llegaste tú y cambiaste el rumbo»), pero tiene la resultona ocurrencia de interrumpir su fade-out para decirnos que no… que no hay fin del mundo… que el amor podrá con todo.

29
Cinco días en invierno
1994

‘Cinco días en invierno’ es la canción puente entre los inicios más lo-fi de La Buena Vida y el pop adulto y orquestado que practicarían a partir del tercer álbum. Pero además de ser uno de los primeros temas en que se sirven de las cuerdas de manera tan acusada, de nuevo muy Vaselines («Señor Sömmer» ya las tenía aunque enlatadas), es una gran composición que describe las mariposas en el estómago que se sienten cuando estás enamorado. La incertidumbre de si la otra persona aparecerá en una cita si se pone a nevar. El alivio de que así lo sea. Sensaciones adolescentes a flor de piel que no pierden vigencia ni 23 años después, ni con la edad.

28
El largo adiós
1999

Una de las rarezas en la discografía de La Buena Vida es esta canción de ‘Panorama’, una de las menos electrónicas del álbum, de abstractas estructura y letra, cuya segunda mitad y su falso final presentan un enorme crescendo… que se desvanece. Y es que la letra, como la música, es una montaña rusa de subidas y bajadas que simbolizan el amor («Tu amenaza me hace desistir y caigo en parte / en un agujero negro, pero es alucinante, así que bésame, tonta»), resultando en toda una cumbre del lado más agridulce del amor. La sección de cuerda no puede ser más simbólica: ¿te lleva por delante o es capaz de elevarte? ¡Ambas! Según Pedro, el nombre venía de un bar de Valladolid y, para el «ambiente frío», la referencia fue Leonard Cohen.

27
En un tiempo feliz
2003

Como apuntó alguien (¿Nacho Canut en sus «Diarios» para Austrohúngaro?), si Carlos Berlanga hubiera vivido un año más quizá le habría encantado esta bossa nova, teniendo en cuenta cómo jugó con el género en ‘Indicios’. ‘En un tiempo feliz’ es una de esas canciones felices -y escribir canciones alegres dicen que es bastante más difícil que escribir tristes- 100% Mikel, que sortea toda posible caída en la cursilería (hay quien la llama cariñosamente «la vida del pez») a base de velocidad y, de nuevo, ausencia de repetición. Cuando te has querido dar cuenta, se ha acabado. Modo «on repeat».

26
Reacción en cadena
2006

Quizá ‘Reacción en cadena’ solo se entienda al 100% una vez escuchadas algunas de las canciones que ocupan el top 20 de esta lista de mejores canciones de La Buena Vida. «Tantas idas y tantas venidas, dando vueltas siempre sobre ti / que no sé si es mejor así, sin compromisos, sin decidir» es una clara continuación de letras como ‘Qué nos va a pasar’ o ‘La mitad de nuestras vidas’, pero aun así la desolación contenida en el puente «una vez y otra vez más, me pregunto quién será si no es ella» es totalmente universal. Una pena que el grupo no le escribiera una segunda estrofa, aunque los arreglos aportados en la segunda parte sí suman.

25
Trigo limpio
2001

El último álbum de La Buena Vida para Siesta era ‘Hallelujah’, grabado en los estudios de Iñaki De Lucas junto a Jean Phocas, pero elevado por la incorporación de 27 músicos de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de Praga, donde el grupo se desplazó en enero de 2001 para la grabación. Por si ‘Qué nos va a pasar’ fuera poco intensa, ‘Hallelujah’ incluía dos canciones llenas de melancolía y dolor, materializados en una destacada sección de cuerdas, que se quedan a punto de rozar lo sobrecargado sin llegar a ello. La inspiración clásica es evidente como apunta Pedro San Martín, autor de ambas: «La idea de las notas de 9ª menor la tomé escuchando un pasaje de los Jardines de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. Creo que fue una de las que más claras tenía en cuanto a estructura, pero a Mikel se le ocurrió crear la parada antes de la subida final. También me echó una mano con la letra». Aunque, entre referencias bucólicas y al pasado en negativo («me echas de menos») y positivo («habrá esperanza»), es difícil averiguar exactamente de qué trata, hay una cosa clara: su excelente retrato musical de las grandes pasiones.

24
Sólo tienes lo que das
2001

‘Sólo tienes lo que das’ suena totalmente hermanada con ‘Trigo limpio’. La Buena Vida no firmaban en los discos las canciones de manera individual, aunque sí lo hicieran en su casa o los ensayos y, cuando al cabo de los años descubrías que esta también era una canción de Pedro San Martín, no podías evitar esbozar una sonrisa. De nuevo una canción un tanto perdida entre el amor y el desamor, aquí con un estribillo que hasta suena tan poético como socarrón: «¿cómo es que en tu vida no hay amor? / no lo entiendo / debe ser el aire y tal vez el agua, azul marina». Grandiosa elipsis, por cierto, de «azul marina» en el segundo estribillo, incitando a la escucha en modo «repeat».

Pedro San Martín hablaba de su influencia: «En aquella época yo tocaba (bueno es un decir) bastante más el piano que ahora, y saqué todo el principio de la canción de un tirón. Para la orquesta quería basarme en las canciones de ‘Harvest’ de Neil Young, que por aquel entonces era uno de mis discos fetiches. Se trataba de que la canción fuera creciendo poco a poco hasta la explosión final, donde las cuerdas que se cruzaban y se volvían a cruzar. Gran trabajo de Joserra Senperena».

23
Vini vidi vinci
2001

‘Hallelujah’ se cerraba con esta apaciguada composición en la que la suave percusión de mazas y escobillas -incluso ese compás que falta- y el piano construyen todo un «colchón armónico» totalmente hipnotizante, como lo definía San Martín. Es de agradecer que un álbum tan lleno de intensidad se cerrase con un poso optimista. «El mundo es nuestro al fin, lo hemos conquistado, ya nada impedirá el triunfo del amor» se repite dos veces en búsqueda de la autoafirmación, aunque los campos semánticos de la frase extra («confundido», «enfermo de dolor», «al borde del clamor») ponen en duda si el tema es puro delirio. Quizá el título del tema diera una pista. Pedro la consideraba totalmente optimista.

22
Surquemos el cielo entero
1999

Aunque no pega mucho en ‘Panorama’, pues por su inspiración naíf parece un resquicio de su primera etapa («trazando una meta igual que un cometa»), ‘Surquemos el cielo entero’ es una reivindicable composición tan presta para el góspel como para el himno religioso. Una recreación de la felicidad que sabe servirse perfectamente de la cuidada instrumentación que ya habían aprendido a manejar para entonces. San Martín pensaba lo mismo: «Podía haber pertenecido al segundo disco perfectamente, ya que tanto la estructura, el ritmo, las melodías y la letra me recuerdan a aquella época. Por tanto no había que rizar el rizo sino grabarla tal y como era y así se hizo. Eso sí, estuvimos dándole vueltas a la orquesta una y otra vez porque Mikel no se terminaba de convencer con el resultado. Queríamos que fuera muy alegre quizás tratando de evocar el sonido de ‘Verano’, pero introduciendo algunos vientos para que le dieran empuje en los cambios, que tenían otro ritmo y llevaban a pausar un poco la progresión. Al final creo que tuvimos que hacer una especie de consenso entre cuerdas y vientos. Empate».

21
Mi voluntad
2001

La mejor muestra de cómo una canción de La Buena Vida podía desarmarte en tan sólo 2 minutos era ‘Mi voluntad’, una canción derrotista («no sé si seré capaz con mi enorme falta de voluntad de dejarlo todo / abandonar, renunciar a todo»), tan dolida que a duras penas se atreve a mirar atrás. Ese «no tengo a bien, tampoco a mal pensar en ti / no merece la pena andar preguntándose cómo sería si fuera» es un falso autoconvencimiento, paradójico en su propia enunciación. Una chuchería para la frágil voz de Valencia, que entona la canción completamente en solitario.

Parodia de Albert Rivera usando ‘Un buen día’ de Los Planetas

5

planetasLa cuenta de Twitter «Love Will Tear Us Aznar», con unos 25.000 seguidores, ha amenizado el «April Fools’ Day», festividad de las inocentadas en el mundo anglosajón, con una suerte de tira cómica. En ella ha alternado imágenes de Albert Rivera, líder de Ciudadanos, con la letra del popular himno de Los Planetas ‘Un buen día’. Todas las miradas han estado puestas en el momento «y nos hemos metido cuatro millones de rayas», si bien el momento álgido de su parodia es aquel en el que LWTUAznar representa «luego han venido estos por aquí y nos hemos bajado a tomarnos unas cañas».

El trasfondo de esta parodia es la entrevista en que Monedero de Podemos insinuó con un gesto que Rivera era consumidor habitual de cocaína. Albert Rivera tomó medidas legales de manera inmediata, exigiéndole 30.000 euros de indemnización. Monedero terminó disculpándose. Ambas partes llegaron a un acuerdo que evitaba el juicio que iba a celebrarse el septiembre pasado y supuso la retirada de la demanda.

Los Planetas acaban de publicar su primer disco en 7 años. ‘Zona temporalmente autónoma‘ salía a la venta el pasado 24 de marzo y el próximo miércoles se revelará si se convierte en el primer número 1 en álbumes de la historia del grupo. Lo tendrá difícil, pues habría de desbancar nada menos que a Sabina, que hace 3 semanas publicaba su primer álbum en 8 años, ‘Lo niego todo‘.

Shakira tiene tiempo para bailar para Prince Royce y para el rapero francés Black M

11

shakira-blackmComo si fuera Nicki Minaj, Shakira se ha vuelto loca a sacar colaboraciones últimamente. Mientras continúa en listas españolas tanto con ‘Chantaje’ (puesto 7, 21ª semana, 3 platinos) como con ‘La Bicicleta’ (puesto 32, 43ª semana, 5 platinos), la cantante ha estrenado dos vídeos más.

El primero llegaba la semana pasada, junto a Prince Royce, una bachata llamada ‘Deja vu’ que acumula 33 millones de visualizaciones en poco más de 7 días, pese a que no nos cuenta gran cosa más que un poquito de baile sexy-romántico de corte latino. La clave parece su repetido estribillo “si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro: no voy a ser yo”.

El segundo es una colaboración más sorprendente: el tema ‘Comme Moi’ junto al rapero francés Black M. El tema ya aparecía en el disco de él, que salía el 28 de octubre. Shakira aparece en el vídeo con diferentes estilismos, de lo sofisticado a lo callejero. A diferencia de lo que podemos decir de los vídeos de Nicki, por una vez podemos decir que él se despelota más que ella y la canción tiene bastante gancho entre ritmos y arreglos africanistas. Black M es miembro del colectivo Sexion d’Assault y ha colaborado con Major Lazer en este remix.

Os dejamos también con el disco de Black M, ‘Éternail insatisfait’.

Thundercat / Drunk

2

Thundercat - Drunk - Front & Back CoverEl primer single de adelanto de ‘Drunk’, el tercer disco de estudio firmado por Thundercat, ya daba pistas claras de lo que podíamos encontrar en él. ‘Show You The Way’ invocaba a dos leyendas del hoy ya caduco yacht-rock como Michael McDonald y Kenny Loggins que, con su mezcla de jazz fusión, música lounge, funk-soul de ojos azules y AOR, inundaba hilos musicales y radios en la parte más dócil y empalagosa de los años 80. Este tema era una suerte de jam en la que Stephen Bruner, nombre real del bajista y productor, parecía, escuchado independientemente, algo inofensivo y caduco, como los propios referentes vivos que interactúan con él en ella.

Pero la fuerza de ‘Show You The Way’, como la de (casi) todos los 23 cortes de ‘Drunk’ está en el espacio que ocupan dentro del álbum. Un disco audaz, que discurre a un ritmo vertiginoso pese a la cantidad de pistas, que se desarrollan en 51 minutos y que son episodios en el viaje ebrio por el interior de una madriguera de conejo. Como ‘Alicia en el País de las Maravillas’, ‘Drunk’ ofrece un viaje alucinado y borroso por nuestra propia realidad, solo que vista desde un punto de vista insólito. Así, en su estructura circular en torno a lo etílico (‘Rabbot Ho’, ’Captain Stupido’, la cual culmina con una disimulada flatulencia), junto a desengaños amorosos (‘Them Changes’, ‘Walk On By’), referencias a la vida nocturna de ‘Tokyo’ u odas inspiradas en los felinos domésticos (A Fan’s Mail (Tron Song Suite II)’, encontramos reflexiones sobre la dominación de la tecnología sobre los seres humanos (‘Bus on These Streets’), el anhelo de amor desde un punto de vista egoísta (‘Friend Zone’), ecología y racismo (‘The Turn Down’) o fantasías con la muerte propia (‘Lava Lamp’, ‘Jethro’) mientras estamos escuchando esa música aparentemente intrascendente y deliberadamente demodé. Un tratado sobre la lucha interior del individuo contemporáneo, en suma.

Aunque una primera aproximación puede hacer sonar la alarma de “Achtung! ¡Disco de un instrumentista virtuoso!”, nada más lejos de la realidad. Efectivamente, Bruner deleita con su manera de galopar sobre el traste de su bajo, cuando toca (muy a menudo), o hacer vibrar con dulzura y sensualidad sus cuatro cuerdas. Pero además, confirma que es un versátil cantante de soul, con un estupendo falsete, y, con la ayuda de su compañero y socio Flying Lotus, presenta una producción sinuosa y rica. Así, añadiendo al cóctel unas gotas de psicodelia (imprescindible, con tanta referencia a Lewis Carroll), intervenciones estelares (Kendrick Lamar, Wiz Khalifa, Kamashi Washington) y audacia electrónica, Thundercat logra que esa a priori naftalinosa vertiente del jazz-funk-soul resulte excitante en buena parte del disco.

Aunque es obvio que podríamos haber subsistido perfectamente sin interludios/jingles como ‘Blackkk’, ‘Jameel’s Space Ride’, ‘I Am Crazy’ o ‘Day & Night’, lo cierto es que dada su breve duración y la coherencia de toda la obra, tampoco resultan molestos. Contribuyen, además, a ayudar a hacer brillar a canciones que, como ‘Show You The Way’, podrían llamar menos la atención individualmente: la recuperado de su anterior EP ‘Them Changes’, ‘Friend Zone’, ‘Walk On By’ (en la que Lamar está excelso), ‘Jethro’ (que se hace demasiado corta), ‘Bus In These Streets’. También es sencillo ver que carece de tres o cuatro ganchos claros que lo auparan a ser un disco completo y claramente recomendable para todos los oídos. Pero lo importante es que ‘Drunk’ funciona como un sugerente todo, un viaje entre lo lisérgico y lo cotidiano del que, una vez se osa involucrarse, resulta difícil apearse.

Calificación: 8/10
Lo mejor: ‘Walk On By’, ‘Show Me The Way’, ‘Friend Zone’, ‘Bus In These Streets’
Te gustará si te gusta: Flying Lotus, Kamashi Washington, ‘To Pimp a Butterfly’ de Kendrick Lamar
Escúchalo: Spotify

5 razones para defender ‘Ghost in the Shell’ de los fans de la original

40

ghostintheshellLa nueva versión de ‘Ghost in the Shell’ estaba sentenciada antes de estrenarse. Los entusiastas del universo GitS llevaban meses poniendo a punto el tanque-araña a la espera de abrir fuego el 31 de marzo. Yo también tenía la película en el punto de mira. Entré a verla con el fusil de asalto oculto en el maletín. Pero al salir tuve que esconderme rápido detrás de una columna. ¡Me había gustado! Estas son las razones:

1. Sí, ‘Ghost in the Shell’ es un collage palomitero y “lavado en blanco” del universo expandido de GitS. ¿De verdad alguien esperaba lo contrario? Yo no. Así que, como apropiación indebida y reboot en 140 caracteres del clásico imperecedero de Mamoru Oshii (la acabo de volver a ver y ha envejecido menos que Jordi Hurtado), la película aprueba con nota. El proceso de desecado que inevitablemente iba a sufrir el argumento no ha sido para tanto. Es verdad que sus cargas de profundidad –poéticas, políticas, metafísicas- se han convertido en pompas de jabón, pero al lado de la mayoría de los blockbuster que se estrenan cada año, parecen bombas atómicas.

2. Su director, Rupert Sanders (‘Blancanieves y la leyenda del cazador’), no inventa nada. Se limita a ensamblar el “ghost” del manga y el anime original con el “shell” que impone Hollywood. Pero lo hace con más habilidad que los dedos robóticos que teclean en las computadoras del sector 9. Estéticamente la película es notable. Sanders recrea algunas de las secuencias icónicas del original (la caída desde el rascacielos, la persecución del basurero, el ataque al tanque-araña) a la vez que propone un plácido paseo por la memoria visual del cyberpunk: de la obligatoria ‘Blade Runner’ a la olvidada ‘Días extraños’, pasando por las escenas de acción de ‘Matrix’ (con la paradoja de que éstas estuvieron inspiradas en la película de Oshii).

3. El carisma de Scarlett Johansson es a prueba de balas. Después de ‘Her’, ‘Under the Skin’ y ‘Lucy’, la actriz vuelve a encarnar otro jugoso personaje post-humano. Con su apariencia de skineta cyberpunk, su voz de sistema operativo y enfundada en “la piel que habito”, la actriz defiende su papel de mayor Motoko Kusanagi con enorme convicción.

4. Hasta el whitewashing está justificado. O, como mínimo, excusado. Los que más pusieron el grito en el cielo por esta decisión, van a tener que ponerse el traje termo óptico y desaparecer por un tiempo. Si lo miras desde un determinado ángulo, el argumento de esta nueva ‘Ghost in the Shell’ (que no voy a desvelar) explica muy bien el paso por la lavadora de su protagonista. ¿Incluso lo critica?

5. Takeshi Kitano como jefe de la sección 9. Nada más salir del cine pensé que su interpretación como de estar echando la tarde en el plató era lo peor de la película. Ahora creo que es lo más divertido, una mancha de humor amarillo en un pulcro conjunto azul solemne. Kitano no sabe inglés, ni piensa aprender. Su personaje habla directamente en japonés y todos le entienden. Porque sí. Porque por algo se llama ciencia ficción… 7.

‘Por trece razones’: algo más que un ‘Mujeres desesperadas’ adolescente

11

13 REASONS WHYLa presentación del nuevo producto de Netflix bien podría ser un trabalenguas: ‘Por trece razones’ es la serie homónima basada en el libro escrito por Jay Asher; dirigida (al menos los dos primeros capítulos) por Tom McCarthy -co-guionista de ‘Up’ y guionista y director de ‘Spotlight’, el filme ganador de sendos Óscar a la mejor película y mejor guion original- y producida por Selena Gómez que, en realidad, iba a ser la protagonista en una hipotética película.

No obstante todo ha quedado en la pequeña pantalla, y al final ha sido la plataforma de streaming la que ha dado vida a esta serie, que ya se perfila como una auténtica reina del cliffhanger aunque solo sea por su propio método narrativo. ‘Por trece razones’ cuenta la historia de Hannah Baker, una adolescente recién mudada a una pequeña ciudad estadounidense que, por motivos que se explican en el desarrollo de la serie, se suicida. Y como legado deja una colección de trece cintas de casete (sí, en 2017, y con una explicación un tanto peregrina al respecto) destinadas a ser distribuidas, uno por uno, entre todos los responsables de su suicidio.

Truculento, ¿verdad? Pues las cosas están a punto de ponerse bastante peor para todos, porque la serie se adentra en algunos puntos negros que todavía tenemos pendiente de solucionar como sociedad, a saber: el bullying, la cultura de la violación, la promoción de la masculinidad tóxica y el acoso. Como buen producto enfocado al público familiar y adolescente, ‘Por trece razones’ no da claves ni soluciones, pero tiene toda la pinta de ir a poner el tema encima de la mesa en muchas familias, que ya es bastante.

Desafortunadamente, no lo va a hacer de la mejor manera posible. Si bien es cierto que aquellos que superen la travesía por el desierto que suponen los cincuenta minutos de su primer episodio se quedarán con ganas de más (magnífico ese «dale la vuelta al casete», probablemente en el libro es una formidable invitación a continuar leyendo), no es menos cierto que la serie está francamente abultada, y que con capítulos de cuarenta minutos hubiésemos tenido más que suficiente. Por otro lado encontramos el hecho de que, como género, la literatura adolescente es capaz de lo mejor y de lo peor, y como fiel reflejo el guion de esta serie no es una excepción.

Si bien la historia juega en su favor, y el misterio del suicidio de Hannah Baker va a mantener a muchos espectadores enganchados hasta el final, la trama no siempre funciona, pecando en ocasiones de demasiada inocencia o de excesiva dureza. No parece haber un propósito general en la historia, y a ratos puede parecer un tanto explícita, demasiado voyerista. También pasa por temas importantes con excesiva ligereza, al tiempo que trata otros con la mayor de las frivolidades. Una pena, porque cuando las piezas se acoplan, el engranaje encaja de maravilla.

Calificación: 5,5/10.
Destacamos: la pareja protagonista, Katherine Langford y Dylan Minnette (‘Déjame entrar’, ‘Perdidos’) es, probablemente, lo mejor de toda la serie.
Te gustará si te gusta: la ficción adolescente más densa de lo que suele ser normal.
Predictor: ¿hay algún sentido en continuar la serie después de que Clay, el protagonista, se haya terminado las cintas?

Pablo Milanés califica el reggaetón de «asqueroso» y dice que nunca había visto esta crisis en la música popular

57

milanesEl carismático Pablo Milanés ha aprovechado una visita a México de gira para arremeter contra el reggaetón. «Me parece asqueroso. No tiene ningún valor musical, ni poético, ni orquestal, ni nada. Me parece que su valor es nulo, y no sólo de ese ritmo, sino de la música que se está escuchando porque hay una gran falta de valores», indicó… pero no había terminado. «Se están creando valores superfluos y artificiales que duran poco. Y al otro día se crean otros supuestos valores que no duran nada y que no valen nada. Para mí, la música popular nunca había tenido una crisis tan profunda como la tiene ahora en todos los sentidos».

¿A qué crisis se refiere Milanés? Entre otras a la de otros músicos -según él- con verdadero talento: «Hay millones de autores que andan por ahí pasando hambre. A ellos los respeto porque no son los que están sonando en este momento».

Aparte de estar on fire en cuanto a declaraciones, Pablo Milanés lo está también en cuanto a actuaciones. En pocos meses nos visitará también, pues forma parte de las Noches del Botánico, que celebrará su segunda edición en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid entre el 22 de junio y el 29 de julio. Su turno es el 7 de julio. En otras fechas, Bryan Ferry, Giorgio Moroder, Devendra Banhart, Anastacia, Tony Bennett, etc.

Además, según su web, Milanés estará el 14 de julio en Gran Canaria, el 15 de julio en Tenerife y el 22 de julio en Marbella. En este último caso, será con Pancho Céspedes.

La única Britney que verás en España es la que ha ganado #TuCaraNoTodavía4

4

britney-spearsEsta semana Britney Spears ha sido noticia por anunciar una gira internacional que la sacará al fin de Las Vegas para visitar un par de ciudades a comienzos de verano. Las afortunadas de momento nos son un tanto remotas: Tel Aviv y, mejor aún, Manila. Se rumorea que podría acudir a Francia o Reino Unido, pero jamás a España. Entre las razones, las bajas ventas de sus últimos dos discos, que limitan lógicamente el número de ciudades que visita una gira, la situación geográfica de nuestro país y el IVA, que solo después de la programación de este tour será reducido para los espectáculos en vivo del 21% al 10%.

Con este panorama, la selección musical ideada con anterioridad para la cuarta gala de ‘Tu cara no me suena todavía’, el espacio que emite cada viernes Antena 3, resultaba casi premonitoria. El programa era ganado por Patricia Aguilar imitando a Britney, en concreto la olvidada ‘Overprotected’, que ni la propia Britney interpreta en vivo hace más de un lustro. Podéis ver a Patricia haciéndolo más o menos igual de bien/mal que Spears bajo estas líneas.

Otra de las canciones homenajeadas era la gran ‘Ese hombre’ de Manuel Alejandro para Rocío Jurado, que a pesar de datar de finales de los 70, era versionada por Fangoria casualmente el mismo año de edición de ‘Overprotected’.

Os dejamos con este viaje a 2001 y con sus infernales pre-rolls publicitarios en autoplay.

Sufjan Stevens saca disco y vídeo en directo de la gira equivocada

5

lowellbramsSufjan Stevens va a publicar este 28 de abril ‘Carrie & Lowell Live’, como adivinaréis un disco en directo con una de las presentaciones de su último álbum de estudio ‘Carrie & Lowell’, en concreto la que tuvo lugar en el North Charleston Performing Arts Center de South Carolina el 9 de noviembre de 2015. El anuncio ha coincidido con el cumpleaños de Lowell Brams, padrastro de Sufjan y co-fundador de su sello al que se dedicaba el disco, y con el 2º aniversario del álbum. El disco saldrá en audio y, si bien la nota de prensa no menciona la palabra DVD, sí se indica que estará disponible en Youtube y Vimeo.

Carrie & Lowell‘ fue el mejor disco del año 2015 en numerosas publicaciones incluida la nuestra, y su gira de presentación fue generosa y de calidad, así que no vamos a recibir de cualquier manera este disco en directo. Pero lo que habría sido una buena idea de verdad habría sido publicar un DVD de la gira anterior, ‘The Age of Adz’, en España vista en un inolvidable concierto en Primavera Sound, con una de las mejores y más ambiciosas puestas en escena jamás ideadas en el underground. No sabemos si esta idea de publicar un vídeo de la siguiente gira de Sufjan, más minimalista, es una manera de resarcirse porque el anterior tour no se grabó, pero sigue siendo una pena que no haya más forma decente de recordar aquello que nuestra memoria.

Os dejamos con el tracklist del disco, incluyendo la preciosa ‘Should Have Known Better’ y una versión de ‘Hotline Bling’. Sufjan publica un disco de estudio colaborativo llamado ‘Planetarium’ algo después de todo esto, el 9 de junio. Hemos escuchado ya el excelente primer single, ‘Saturn‘.

Carrie & Lowell Live:

01 Redford (For Yia-Yia and Papou)
02 Death With Dignity
03 Should Have Known Better
04 All of Me Wants All Of You
05 John My Beloved
06 The Only Thing
07 Fourth of July
08 No Shade in the Shadow of the Cross
09 Carrie & Lowell
10 Drawn to the Blood
11 Eugene
12 Vesuvius
13 Futile Devices
14 Blue Bucket of Gold
15 Blue Bucket Outro
Encore:
16 Hotline Bling* (featuring Gallant)

Joaquín Sabina / Lo niego todo

13

sabinaniegotodoSabina ha saltado a la palestra durante las últimas semanas por tres motivos: uno bueno, otro malo y el tercero regular. El bueno es haberse posicionado en contra de las webs de reventa de entradas . El malo, la polémica en torno al machismo de sus letras. El regular es este disco.

Imagino que sus fans estarán contentos de tenerlo de vuelta con material nuevo pero, lamentablemente, el Sabina personaje ha fagocitado una vez más al Sabina cantautor. Música y letras remiten al tópico sabinero más manido. ‘Lo niego todo’ ni siquiera posee el encanto del reencuentro, porque no suena a reencuentro, sino a cliché. Es cierto que su música nunca ha sido imaginativa; Sabina ha transitado unos caminos muy trillados de hard-rock-blues, con pinceladas latinas y guiños a Serrat, Dylan y Cohen. Pero todo ello cultivado con particular gracejo. Nos pueden gustar más o menos sus versos canallas, podemos deplorar el punto misógino que se gasta, pero hay que reconocerle su carácter único, su cancionero personalísimo y repleto de himnos, que le han convertido en objeto de masiva adoración. Pero de todo aquello que lo encumbró apenas resiste nada… salvo la misoginia y su característica garganta de lija, cada vez más desgastada; ni temas señeros ni frases memorables. Aún nos queda Olga Román, imprescindible, tratando de salvar los muebles en casi cada canción. Tarea en vano. Se suponía que la producción de Leiva debería haber refrescado a Sabina. O que la participación de Benjamín Prado en la escritura de las letras tendría que haberles dado nuevo brillo. Pero nones. Desde ’19 días y 500 noches’ el bardo de Úbeda está en caída libre.

Y el disco no arranca mal, ojo. ‘Quien más quien menos’ es un blues con vocación polvorienta, hermosos punteos a lo Ry Cooder e inusitados coros infantiles, aunque en la letra ya aparezca algún elemento chirriante. ‘No tan deprisa’, homenaje a JJ Cale, es otro blues bastante majo, entre lo trotón y lo melancólico, lo mejor del conjunto, aunque la gloria haya que atribuírsela a Ariel Rot. A partir de aquí, la cuesta abajo. ‘Lo niego todo’, supuesto baladón a piano, es esa típica letra en que Sabina medio se dedica a la autohagiografía, medio se confiesa, enumerando todo eso-que-no-es (Dylan seguro que no). Ya la hemos escuchado antes… y mucho mejor: ‘A mis cuarenta y diez’ o ‘Tan joven y tan viejo’. ‘Postdata’ es una melodía farragosa, a pesar de ese aire alegre de ranchera, que narra opuestos en una pareja liquidada y ahonda en la leyenda del Sabina truhán-pero-sensible. ‘Leningrado’ marca una nueva sima al relatar otra relación finiquitada, con excusa rusa y nula chispa, imitando esta vez a los Beatles circa ‘Abbey Road’; temáticas calcadas a las de ‘19 días y 500 noches’ o ‘Con dos camas vacías’, sólo que aquí no se encuentra ni por casualidad ese estupendo equilibrio entre chulería y romanticismo arrastrado del que solía hacer gala.

Pero aún hay más; ripios ensuciando los momentos en que se trata de remontar el vuelo, como ese “Camarero, ponme un par de Dry Martínez” en ‘Canción de Primavera’, una aportación de Pablo Milanés, que otorga algo de clase y belleza. ‘¿Qué estoy haciendo aquí?’, un inusual reggae (inusual para Sabina, porque como reggae es canónico), luce un estribillo que se engancha cosa mala (punto positivo) para explicar una insustancial historia en plan ‘Vidas cruzadas’, rematada con el canturreo de ‘No Woman No Cry’, no sea que alguien se despiste y no se dé cuenta de que esto es –efectivamente- un reggae. Pero el punto más bajo es ‘Churumbelas’, una especie de ¿homenaje? a artistas gitanos que da vergüenza ajena. Del desastre se salva ‘Por delicadeza’, la balada a dúo con Leiva que cierra el disco, que es la que la única que transmite algo de emoción creíble.

Mis expectativas no estaban demasiado altas, confieso. Obviamente, a estas alturas no iba a pedir a Sabina un álbum rompedor, ni esperaba que retornara siquiera brevemente al fulgor de los noventa. Pero sí que le exigía algo más que esta retahíla de topicazos, melodías inanes y cháchara insulsa. Vana esperanza.

Calificación: 4/10
Lo mejor: ‘No tan deprisa (homenaje a JJ Cale)’, ‘Por delicadeza’
Te gustará si: eres fan irredento de Sabina.
Escúchalo: Spotify