Ante el tóxico y asfixiante machismo que impera en general incluso en las sociedades más avanzadas, hay una joven generación de artistas y creadoras que emergen con cada vez menos complejos de género, lo que se refleja en mujeres que se presentan como referentes de contemporaneidad. Es el caso de esta jovencísima productora y música francesa cuyo nombre real aún no conocemos pero que se hace llamar Lully, en homenaje a Jean-Baptiste Lully, uno de los compositores más singulares del siglo XVII.
La música de Lully se muestra como una especie de evolución del sonido PC Music hacia un formato de canción estándar, destacando su peculiar manera de tratar las voces, haciendo que a menudo no podamos etiquetar su género. Algo que, sin duda, es más que intencionado. A su manera, equilibra cierto espíritu abstracto con el magnetismo del pop y, por ese camino, podría ser capaz de conquistar el mundo.
Para empezar, a quien ya ha conquistado es a Gorillaz, en concreto a su guitarrista nipona Noodle, que ha incluido su primer single ‘Slow D’s’ en una reciente playlist integrada únicamente por mujeres productoras que la inspiran (Grimes, Empress of, Kali Uchis o Laurie Anderson también formaban parte de su selección). A finales de 2016, Lully lanzó ‘Sans Chapeau’, que abundaba (esta vez con una voz más masculina) por territorios igualmente seductores. Sin duda, una creadora a la que seguir muy de cerca.
Sony Music anuncia hoy que distribuirá local e internacionalmente el próximo disco de Vetusta Morla, y también se encargará a partir de ahora de su viejo catálogo. Será una aventura conjunta que no dejará de lado el sello de Vetusta Morla desde el que hasta ahora se autoeditaban, Pequeño Salto Mortal, pero a nadie se le puede escapar la importancia de la noticia para la música de nuestro país. Vetusta Morla, desde la autoedición y haciéndose a sí mismos hasta la consecución del éxito multitudinario contando con pocos más medios que ellos mismos, han logrado un techo comercial -si es que lo han alcanzado ya- que no consiguió ningún grupo independiente español de los 90, ni siquiera Los Planetas. Llenando una Riviera detrás de otra, capitaneando los festivales de moda actuando frente a decenas de miles de personas y en Madrid en el Palacio de los Deportes con capacidad para más de 15.000 personas, han liderado un fenómeno que después han seguido Supersubmarina y de manera muy llamativa, Izal, que acaban de agotar las 16.000 localidades para verles en Madrid con semanas de antelación.
Ahora que la radiofórmula se ha rendido a este sonido, justo cuando Izal y Vetusta Morla no tenían nuevo disco en la calle; ahora que Love of Lesbian, Sidonie o Crystal Fighters suenan en Los 40 Principales; justo ahora que nos preguntamos si la cadena de Prisa incluirá también en su lista los nuevos singles de Los Planetas o Lori Meyers… llega la noticia del «fichaje» de Vetusta Morla por Sony, sello que en su día acogió a Los Planetas, o últimamente ha hecho lo propio con Supersubmarina.
La nota de prensa de Sony recuerda que Vetusta Morla es «un grupo que se ha hecho fuerte en nuestro país como principal exponente del rock nacional, pero que también ha contagiado el vigoroso pulso de sus canciones en países como México, Argentina, Colombia o Alemania, lugares donde sus tres discos de estudio han sido distribuidos previamente». La multinacional indica que «todas las referencias del catálogo de la banda llegarán a partir de ahora a través de la licencia con Sony a muchos más países, principalmente de Latinoamérica, con el objetivo de ampliar su desarrollo internacional», mencionando tanto sus discos de estudio como los directos y bandas sonoras.
La misma nota nos recuerda, de manera significativa, que Vetusta Morla seguirán siendo «independientes»: «El acuerdo preservará el carácter independiente de una banda que se ha hecho fuerte desde su propio sello, creado con el objetivo de cuidar con mimo el proceso que acompaña sus canciones». De hecho, hay declaraciones de Vetusta Morla sobre «el mimo en las canciones»: «Defenderlas hasta el final desde que salen del local de ensayo hasta que llegan a los escenarios. En definitiva, cuidar el qué y el cómo. Creímos en espacios diferentes dentro de la industria y hemos tenido la inmensa suerte de poder imaginarlos y después habitarlos. Ahora es Sony quien se suma al equipo y a la filosofía de Pequeño Salto Mortal». Continúan diciendo que la alianza «nos permitirá seguir grabando los discos que queremos con PSM, nuestro pequeño gran sello, sobre los mismos ladrillos, ideas y valores con los que empezó esta aventura». Por su parte José María Barbat, presidente de Sony Music Iberia añade: «Es un verdadero honor poder formar parte de la familia de PSM y trabajar junto al talento de la banda que ha marcado el paso en la música rock independiente de nuestro país en la última década».
Vetusta Morla dejan claro, pues, que el producto final, lo artístico, dependerá de ellos y no de terceros, y asimismo la noticia no va a cambiar tanto si recordamos que Los Planetas y Sidonie, entre otros muchos, ya estuvieron en el catálogo de Sony, pero sí puede implicar cambios a varios niveles:
1.-Puede implicar que Vetusta Morla suenen en Los 40 Principales por primera vez con su próximo disco. Por muy indies que muchos vean ahora Los 40, lo cierto es que pocos artistas entran en su lista sin estar en Sony, Warner o Universal. Love of Lesbian, por ejemplo,
se autoeditan, pero tienen un acuerdo de distribución con Warner
se autoeditaban, pero desde ‘El poeta Halley’ pertenecen a Warner. Hay excepciones como Adele o ahora The xx, ambos editados en España por Everlasting, o Yall, pero se suelen contar con los dedos de una mano. Casi siempre, para un sello independiente es un auténtico calvario llegar a optar a las listas de 40 Principales. De las 50 canciones más radiadas de la semana en España, casi todas carne de Los 40, el 92% son de Sony, Warner o Universal.
Y que Vetusta Morla lleguen a sonar en 40 podría tener bastante gracia, porque en 2014 nos dejaban este pedazo de titular: «la radiofórmula ha perdido el contacto con la realidad».
2.-Puede implicar un giro estilístico definitivo en el mainstream español. Una cosa es que Sony tuviera a Los Planetas durante los 90 como «gracia alternativa», «por lo que pudiera pasar», esperando un disco de oro que por cierto no terminó de llegar jamás, y otra cosa es el fichaje de Vetusta Morla, que han logrado que todos sus álbumes sean disco de oro o incluso el primero de platino. El escenario es completamente distinto: ‘La deriva’, sin ser el mayor hit de Vetusta, fue uno de los 40 discos más vendidos en España en 2014, aparte de por supuesto, número 1 en ventas. El grupo madrileño ha vendido con su tercer largo más o menos lo mismo que el último de Estopa del mismo año: ese es su nivel, el de una banda que conoce todo el mundo, no solo es famosa en el mundo alternativo. Estamos, por tanto, cerca de que la música española deje de estar asociada eternamente a Rosario, a Estopa, a El Canto del Loco, a Alejandro Sanz, a Miguel Bosé, a Gemeliers… y ahora se asocie también a otras cosas.
3.-Puede implicar el salto de otras bandas. Vetusta Morla son seguidores de Novedades Carminha, por poner un ejemplo. Si recordamos que estos ya llenan Joy Eslava (1500 personas) por su cuenta, parece claro que la pregunta es quién será la próxima banda salida del underground que será fichada por una multinacional. Recientemente ha pasado con Polock, que acaban de sacar nuevo single en Sony tras haber editado en Mushroom Pillow. ¿Y no es una buena noticia que se fiche a grupos genuinos en lugar de buscar réplicas o gemelos menos inspirados?
4.-Las fronteras entre indie y mainstream se diluyen más y más. Si es que alguna vez hubo gran diferencia entre indie y mainstream si recordamos que Los Planetas no se decantaron por Elefant, esas fronteras están más próximas a expirar que nunca. Después de que Lori Meyers ficharan por Universal, de que Amaral prefirieran autoeditarse a su puta bola, de que una banda tan poco indie como Yall publique en Mushroom, de que Daft Punk editen en Sony, y Adele en una indie como XL, este debate, por suerte, se acerca a desaparecer para siempre.
Quizá se aproxime el día en que en España simplemente se hable de música, y no tanto de qué era indie o no lo era.
A pesar de que The Weeknd no está nominado a ningún premio como autor principal en la próxima edición de los premios Grammy (sí como co-autor en ‘Lemonade’ de Beyoncé), pues su último disco, ‘Starboy’, no entraba por fecha en la preselección, el artista canadiense actuará en la ceremonia del próximo 12 de febrero, tal y como ha confirmado hoy la Academia de la Grabación. Y no lo hará solo sino con Daft Punk, el dúo francés autor de ‘Get Lucky’ o ‘One More Time’ y co-productor de dos canciones del último trabajo de The Weeknd, ‘Starboy’; el tema titular y ‘I Feel it Coming’.
Daft Punk no actúa en directo precisamente desde la edición de los Grammy de 2014, de la que salió con varios premios bajo el brazo gracias a su exitoso último trabajo, ‘Random Access Memories’. ¿Será este el comienzo del regreso a los escenarios de Daft Punk tras los rumores que han situado al grupo de gira por todo el mundo en 2017?
Tres artistas nominados a los Grammy que NO acudirán a la ceremonia, sin embargo, son Kanye West, Justin Bieber y Drake, según informa TMZ. El portal asegura que estos tres artistas de gran nivel han decidido perderse la gala de los Grammy por considerarlos «irrelevantes» y poco representativos de la cultura popular actual. No es ninguna tontería que Bieber y Drake boicoteen los Grammy, pues sus último discos, ‘Purpose’ y ‘Views’, respectivamente, aspiran al premio más importante, el de Disco del año.
Se atribuye a Kanye la observación de que ninguno de sus 21 gramófonos le ha sido otorgado en oposición a un artista blanco. Efectivamente, su más reciente largo, ‘The Life of Pablo’, aspira únicamente a Mejor disco de rap en los premios, donde compite solo con artistas negros (Schoolboy Q, Chance the Rapper, De La Soul, DJ Khaled y Drake). Más o menos la misma opinión tiene de este asunto Frank Ocean, que no presentó ‘Blonde’ (uno de los discos mejor valorados de 2016) a preselección por considerar los Grammy injustos con los artistas afroamericanos, además de «anticuados».
Como los fans del universo Disney sabrán bien, el próximo 17 de marzo se estrena en todo el mundo la versión de acción real de ‘La bella y la bestia’, cuya versión animada original de 1991 fue un exitazo de público y crítica, que además ganó dos Oscars: por su banda sonora, obra del compositor Alan Menken, y por su tema principal, con música de Menken y letra de Howard Ashman, ‘La bella y la bestia’. Fue, también, el primer film de animación en la historia que optó al Oscar a la mejor película.
Precisamente esta canción, cuya adaptación al castellano se recuerda por la frase «bella y bestia son», aparece en el nuevo tráiler del film que dirige Bill Condon (‘Dreamgirls’, ‘Dioses y monstruos’), en la voz de dos de los intérpretes de mayor éxito del momento, Ariana Grande y John Legend. En su primera versión, este tema contaba con las voces de Peabo Bryson y Céline Dion y un sonido de baladón R&B noventero. En un simpático homenaje, la amada/odiada canadiense estará también presente en la nueva banda sonora, pero lo hará con un tema inédito titulado ‘How Does a Moment Last Forever’.
No es que esperáramos un ‘Blancanieves’, pero en este avance podemos comprobar cómo Condon parece haber mimetizado, prácticamente plano por plano, el film original. También vemos cómo Emma Watson interpreta a Bella y a Dan Stevens (‘Downton Abbey’), bajo toneladas de maquillaje y un cuerpo deforme, a La Bestia. Además, podemos escuchar a Ewan McGregor, Stanley Tucci, Emma Watson e Ian McKellen prestar sus voces a Lumiere, Cadenza, la Sra. Potts y Cogsworth.
Actualización: la versión al completo del baladón ya está disponible.
El próximo 10 de febrero, Las Odio edita su álbum debut, ‘Futuras esposas’. Desde el principio ha estado claro que el cuarteto madrileño propone una alternativa feminista a la escena del rock independiente nacional -se describen en Facebook como «directas y violentas, impertinentes y ruidosas»- ¿pero tiene el cuarteto más potencial comercial del que parece?
Las Odio ha mencionado a Bikini Kill tanto como a Spice Girls y a Concha Velasco entre sus influencias y su conexión con el movimiento riot grrrl es evidente no por sus letras, que también, pues hacen un diagnóstico tan realista como lleno de sentido del humor de la realidad machista experimentada por sus autoras, sino también por su sonido, que recurre a un pasado rockabilly, garajero y punk nada actualizado pero igual de efectivo que siempre en las canciones conocidas hasta el momento, ‘Blackout’, ‘Indiespañol’ y ‘Yo lo vi primero’, no tan diferentes a los primeros trabajos de Novedades Carminha o a la propuesta de The Parrots o Hinds.
Que Las Odio logren un éxito internacional similar al de Hinds es improbable por el hecho de que las primeras no cantan en inglés sino en castellano, y es en sus letras donde reside su mayor encanto. Sin embargo, Las Odio manejan una ironía elocuente que podría emparentarlas con Les Biscuits Salés, Feria y sobre todo Las Bistecs, otro grupo español actual que ha trascendido el «underground» con un sonido pasadísimo pero unas letras desternillantes llenas de frases memorables.
Por ejemplo, la reciente ‘Indiespañol’ es una sátira sencilla pero inteligente -además de necesaria- de los carteles falocéntricos que abundan en el circuito de festivales de nuestro país. «Nosotras os bailamos, las chicas se divierten, los chicos guitarristas desbordan los carteles, ellos son artistas, tienen lo que quieren». La declaración de intenciones hacia el final es tan clara como contundente: «yo no soy la novia, no soy la amiga, no soy la prima ni la vecina / deja de buscarme, no estoy en la lista, mira mi pulsera, yo soy artista.»
El single más reciente de Las Odio, ‘Yo lo vi primero’, suma más de 50.000 escuchas en Spotify gracias a las varias playlists oficiales de esta red de streaming en las que ha sido incluida, entre ellas ‘Radar Latino’, que siguen 160.000 personas, pero no existe razón alguna para pensar que sus oyentes no estén regresando a esta canción una y otra vez atraídos por su divertido retrato de la modernidad más rancia de nuestro país. «Yo lo vi primero», canta el grupo, «antes de escuchar Capitán Demo, su mejor concierto fue el primero, antes tocar en Matadero, antes de que fuese a El Hormiguero». A ver si va a ser Las Odio ese grupo…
Las Odio tocan en León (21 de abril) y Murcia (24 de marzo), aparte de en Low Festival, Tomavistas o Sonorama.
Caetano Veloso ha anunciado nueva fecha en España. El icono de la música brasileña, autor de ‘Transa’, actuará el 4 de mayo en el Teatro Circo Prize de Madrid junto a la cantante Teresa Cristina, que interpretará clásicos de Cartola, el mítico cantautor brasileño autor de ‘O mundo é um moinho’ o ‘Amor proibido’. Las entradas salen mañana 1 de febrero a la venta en la página oficial del recinto.
La gira, escribe la nota de prensa oficial, se llama “Caetano presenta Teresa” y pasará por Brasil, Estados Unidos, Europa y Asia. Esta «simboliza la presentación al mundo del encanto y la elegancia de Teresa Cristina a través de Caetano Veloso. Se trata de una artista que enamoró a Brasil con “Teresa Canta Cartola”, homenaje a la poetisa de samba de Mangueira».
«El concierto comenzará con Teresa, presentada por Caetano, cantando el repertorio de Cartola junto al guitarrista Carlinhos Sete Cordas», detalla la nota. «Después Caetano Veloso interpretará sus temas y, para cerrar la noche, ambos cantarán juntos los grandes éxitos del artista».
Esta es la segunda fecha de Veloso en España en 2017. El músico actuará también en GUITAR BCN el próximo 28 de abril. Veloso no presenta disco nuevo sino que interpretará material antiguo. Su último trabajo, ‘Abraçaço’, data de 2012.
Primal Scream ha anunciado gira por España. El grupo escocés presentará su último disco, ‘Chaosmosis’, del que se desprende la excelente ‘Where the Light Gets In’ con Sky Ferreira, el 11 de junio en la sala Razzmatazz de Barcelona y el 12 de junio en La Riviera de Madrid. Las entradas salen a la venta mañana 1 de febrero en los puntos de venta habituales.
Primal Scream no ha dejado de sorprender disco tras disco desde su irrupción en 1987 con ‘Sonic Flower Groove’: pocos habrían imaginado que a su gran clásico, ‘Screamadelica’, sucederían discos tan dispares y a la par tan notables en calidad como ‘XTRMNTR’ o ‘Vanishing Point’. Pero el grupo inglés sigue en plena forma: en 2013 editaba un disco fascinante, ‘More Light‘, que aglutinaba sonidos explorados en el pasado con resultados excelentes; y su más reciente referencia es similar en cuanto a concepto y ejecución.
Una de las canciones que Primal Scream tocará en sus conciertos en Madrid y Barcelona seguramente es ‘Swastika Eyes’, el espectacular sencillo de presentación de ‘XTRMNTR’, que JENESAISPOP destacaba en 2009 como uno de los mejores discos de la década pasada. Editado en 2000, ‘XTRMNTR’ reflejaba las inquietudes políticas del grupo con un sonido más agresivo e industrial.
Low Festival incorpora hoy cinco nuevos nombres al cartel de lo que se está llamando #GiganticLow en clara referencia al hecho de que Pixies sean cabeza de cartel de este festival que se celebra en Benidorm. Es de hecho, el único concierto que Pixies darán en nuestro país este año. Los nuevos nombres son los también noventeros Nada Surf; L.A., que acaban de presentar tema nuevo extraído de su último disco, Biznaga, Las Odio y Monserrat. El precio del abono de tres días, disponible por 60€ en estos momentos, subirá esta noche.
Entre las nuevas confirmaciones destaca el punk popero de Las Odio, el cuarteto formado por Paula JJ, Ágata Ahora, Sonsoles Rodríguez y Alicia Holgado, que dará mucho que hablar con su primer disco ‘Futuras esposas’, del que han extraído singles descacharrantes sobre el mundo de la modernidad y aledaños, que reciben nombres tan ilustrativos como ‘Indiespañol’ -presente esta semana en nuestra playlist semanal de novedades– o ‘Yo lo vi primero’, que ya suma más de 50.000 reproducciones en Spotify. ‘Futuras esposas’ sale a la venta el 10 de febrero.
También están confirmados en Low Festival Franz Ferdinand, Mando Diao, Lori Meyers, !!! (Chk Chk Chk), Sidonie o Roosevelt, entre otros artistas que estarán los días 27 (Welcome Party en la playa), 28, 29 y 30 de julio en Benidorm.
Mac DeMarco es uno de los iconos del rock independiente anglosajón más reconocibles y queridos de los últimos tiempos. Sus canciones despreocupadas, punteos relajados y letras cercanas llenas de romanticismo e inseguridad, así como su simpatía y buen rollo con sus fans, le han convertido en una pequeña estrella en el circuito más allá de América del Norte (él es canadiense) gracias a discos como ‘Salad Days’.
Hoy, DeMarco ha anunciado nuevo disco, ‘This Old Dog’. Sale el 5 de mayo. El artista lo adelanta con dos singles, el tema titular y ‘My Old Man’, las dos primeras pistas del álbum, que presentan un sonido ligeramente distinto a los trabajos anteriores, más relajado si cabe y con una mayor presencia de la guitarra acústica, al mismo tiempo que el sintetizador parece haber adoptado un papel más prominente. DeMarco lo ha grabado durante su mudanza a la costa oeste americana y dice que es su «disco acústico aunque no es un disco acústico en absoluto». «Soy italiano así que es mi disco de rock italiano», asegura.
La última referencia de DeMarco era el EP ‘Another One’, editado en 2015.
DeMarco presentará ‘This Old Dog’ en la próxima edición de Primavera Sound.
‘This Old Dog’:
01 My Old Man
02 This Old Dog
03 Baby You’re Out
04 For the First Time
05 One Another
06 Still Beating
07 Sister
08 Dreams From Yesterday
09 A Wolf Who Wears Sheeps Clothes
10 One More Love Song
11 On the Level
12 Moonlight on the River
13 Watching Him Fade Away
Amaral celebran la edición de su último disco ‘Nocturnal’ en toda Europa con una gira que les llevará por varias ciudades de Reino Unido, Alemania y Holanda, y también con una edición acústica del álbum como disco extra que en España sale aparte para no enfadar a las 20.000 personas que ya pasaron por caja para hacerse con el álbum original. Eva Amaral y Juan Aguirre justifican esta nueva grabación de las mismas composiciones hablando de los ensayos de los directos: «Es una decisión fruto de lo que hemos experimentado este año con la gira, con las canciones. Muchas veces en pruebas de sonido o en descansos de los ensayos surgían aproximaciones, jugueteos con las canciones, que no tenían nada que ver con lo que estábamos preparando. De todos esos jugueteos, al final teníamos un montón de versiones, a veces muy alejadas de la original. Las teníamos ahí, no tenían ningún propósito, y cuando se decidió hacer el lanzamiento europeo de ‘Nocturnal’ pensamos que sería un buen contenido extra. En España lo lanzamos como disco independiente», recalca Eva.
Lo primero bueno que hay que decir de ‘Nocturnal Solar Sessions’ es su respeto por la secuencia original del álbum, que aparece reproducido tal cual con la excepción de un instrumental que no pintaba nada recuperar, lo cual dice mucho de su atención hacia lo que era y es el concepto del disco como un todo. Lo segundo es que no se han sobrecargado las canciones, que es el mayor error que se tiende a cometer en estos casos. Ahora, ¿qué canciones aparecen realmente mejoradas con respecto a las originales? ¿Hasta qué punto es, por tanto, este, un disco necesario?
La producción de los últimos discos de Amaral ya demostró que el dúo sabe de sobra que más no es necesariamente más. Meter una orquesta en cualquier composición no la embellecerá obligatoriamente y de hecho muchas de las mejores producciones de ‘Nocturnal Solar Sessions’ son las más minimalistas. El dúo está muy orgulloso del nuevo resultado de ‘La niebla’ pero son las canciones reducidas a guitarra y voz o las que arrancan a guitarra y voz las que cortan el hipo. Es el caso de ‘Chatarra’, que no necesita más que un punteo o la voz de Eva casi a capella para que ese estribillo «dime por qué las calles están desiertas, no veo a nadie» o ese final «todo está perdido, me susurrabas a las 6 de la mañana» terminen de refulgir. Y también de ‘La ciudad maldita’, que va incorporando un piano y un violín, o del inicio de ‘Nadie nos recordará’. Igualmente, solo ese piano lleno de gravedad y solemnidad (después hay mil y una virguerías más), justifica la nueva versión de ‘Laberintos’, mucho más siniestra e imprescindible en su revisión.
Después, la esclavitud de los conceptos -algo positivo en principio- es responsable de que se hayan incluido canciones que no podían mejorar en formato acústico. Es el caso de la cuasi electro ‘Cazador’, que ahora no se decide entre teclados o reducción country, dejando un sabor a ‘Personal Jesus’ o ‘Violator’ que no pinta mucho por aquí; o del single ‘Llévame muy lejos’, que no mejora con cuerdas folkies porque su mayor gracia era la agresividad de las guitarras eléctricas. Quizá demuestre a alguien que encerraba una gran melodía… ¿pero alguien pone en duda a estas alturas que Amaral son un hacha escribiéndolas?
Es lo mejor que puede decirse de ‘Nocturnal Solar Sessions’. Que vuelve a poner sobre la mesa, un año después, la solidez de canciones como ‘Unas veces se gana y otras se pierde’, ‘Nocturnal’, ‘500 vidas’ y un largo etcétera. Ahora que el grupo pasa de singles y vídeos que no sean difuminados, llenos de claroscuros y ultra lo-fi, todo recordatorio de que ‘Hacia lo salvaje‘ y ‘Nocturnal’ son los dos mejores discos de Amaral tanto en cuanto a sonido y producción como en cuanto a composición, sí, ha de ser bienvenido.
Calificación: 6,6/10 Lo mejor: ‘Chatarra’, ‘Unas veces se gana y otras se pierde’, ‘La ciudad maldita’, ‘Laberintos’ Te gustará si te gustan: las reducciones acústicas como muestra de lo buena que era «x» canción Escúchalo:Spotify
La etapa de versiones de Bob Dylan no cesa. El músico estadounidense anuncia hoy ‘Triplicate’, un nuevo trabajo de reinterpretaciones de estándares de la canción americana que, como su propio título indica, es triple. Sale el 31 de marzo. El primer disco se titula ‘Til the Sun Goes Down’, el segundo ‘Devil Dolls’ y el tercero ‘Comin’ Home Late’.
Después de ‘Shadows in the Night’ en 2015 y ‘Fallen Angels’ en 2016, ‘Triplicate’ es el tercer disco de versiones consecutivo de Dylan en tres años, por lo que no deja de tener cierta gracia que se «triplique». ¿Cuánto material similar ha grabado Dylan en los últimos tiempos? ¿Estará harto Dylan de sacar discos de versiones y ha optado por editar las restantes de una sola vez?
‘Triplicate’ contiene varios temas clásicos grabados o popularizados previamente por Frank Sinatra, a quien Dylan versionó enteramente en sus dos discos de versiones anteriores, pero también otros números como ‘Stormy Weather’ de Etta James, ‘P.S. I Love You’ de Bobby Vinton o ‘How Deep Is the Ocean?’ de Billie Holiday. El primer adelanto, eso sí, es una nueva versión de Sinatra, un ‘I Could Have Told You’ de arreglo orquestal meloso en el que la voz de Dylan suena especialmente natural.
‘Triplicate’ es el primer disco de Dylan después de que fuera galardonado con el Nobel de Literatura en 2016. Merecido para muchos e injusto para otros, ha sido un Nobel polémico. ¿Pero qué hay de material inédito de Dylan? Los foros del músico hablan ya de un posible nuevo álbum junto a Daniel Lanois, quien produjo el álbum de Dylan de 1989, ‘Oh Mercy’.
‘Til The Sun Goes Down’:
01. I Guess I’ll Have to Change My Plans
02. September of My Years
03. I Could Have Told You
04. Once Upon a Time
05. Stormy Weather
06. This Nearly Was Mine
07. That Old Feeling
08. It Gets Lonely Early
09. My One and Only Love
10. Trade Winds
‘Devil Dolls’:
01. Braggin’
02. As Time Goes By
03. Imagination
04. How Deep is the Ocean
05. P.S. I Love You
06. The Best is Yet to Come
07. But Beautiful
08. Here’s That Rainy Day
09. Where is the One
10. There’s a Flaw in my Flue
‘Comin’ Home Late’:
01. Day In, Day Out
02. I Couldn’t Sleep a Wink Last Night
03. Sentimental Journey
04. Somewhere Along the Way
05. When the World Was Young
06. These Foolish Things
07. You Go to My Head
08. Stardust
09. It’s Funny to Everyone but Me
10. Why Was I Born
Azkena Rock Festival, el ya veterano festival celebrado en Vitoria-Gasteiz, acaba de anunciar una nueva remesa de nombres que se suman a su próxima edición. A la cabeza de ella están el veterano y siempre elegante Chris Isaak y el joven Michael Kiwanuka. El primero ofrecerá su única actuación de este año en nuestro país y le servirá para presentar las canciones de su último disco, un ‘First Comes The Night‘ que publicaba el pasado año. No es su primera visita al festival, y suponemos que no olvidará aquella otra ocasión, ya que allí le hurtaron una guitarra única en el mundo (no sabemos si lograría recuperarla).
Por su parte el músico británico volverá a actuar en nuestro país tras una pequeña gira que realizó hace unos meses para presentar el notable ‘Love & Hate‘, uno de los mejores discos del pasado año.
Junto a ellos también se han dado a conocer otros nuevos nombres, como la banda de AOR británica Thunder, los reivindicables The Godfathers, además de Hellsingland Underground, The Dead Daisies, The Shelters, Buck & Evans, SCR y Los Mambo Jambo. Todos ellos se suman a nombres ya anunciados tan notables como John Fogerty, Loquillo y Los Trogloditas, Cheap Trick o The Cult.
Azkena Rock Festival se celebra los días 23 y 24 de junio en el recinto de Mendizabala. Sus abonos tendrán un precio de 90€, pero solo hasta el próximo 1 de marzo. Pueden adquirirse aquí.
Desde hace unos minutos está disponible una nueva canción de Marc Almond. Se trata de ‘A Kind of Love’, un tema luminoso y alejado del dramatismo que en otras ocasiones ha derrochado el británico, y que rememora el sonido northern soul con el que creció Almond en su infancia. Ha sido co-escrito y producido por Chris Braide, que en el pasado ha trabajado para Beyoncé, Sia o Lana del Rey.
Esta canción será el único inédito que incluirá ‘Hits and Pieces’, un recopilatorio que se pone a la venta el 10 de marzo. El disco, que se publicará en versión sencilla (con 19 temas) y doble (con 35), recorrerá la carrera de Almond a través de sus singles, incluidos los éxitos de Soft Cell y diversas colaboraciones con otros artistas: “Almond siempre ha destacado por grabar singles excelentes – su trabajo incluye canciones originales impresionantes, versiones y duetos. Puntos álgidos de este recopilatorio son “Tainted Love”, “What!”, “Say Hello Wave Goodbye”, el dueto con Gene Pitney “Something’s Gotten Hold Of My Heart” que llegó al número uno, su interpretación de la versión que Scott Walker hizo del “Jacky” de Brel con su épica producción de Trevor Horn, una versión con Bronski Beat del “I Feel Love” de Donna Summer, “Melancholy Rose” y “Ruby Red” del álbum Mother Fist, “The Dancing Marquis” producido por Tony Visconti, el maravilloso tema del año pasado “The Velvet Trail”, la apisonadora glam “Varieté” y la inolvidable versión de “The Days Of Pearly Spencer””, cuenta su nota de prensa.
‘A Kind of Love’ cuenta con un videoclip que verá la luz en los próximos días y que está inspirado en ‘Más allá del Valle de Muñecas’, de Russ Meyer.
The Beach Boys, es decir, el grupo que actualmente solo cuenta con uno de sus miembros originales al frente, Mike Love, han anunciado que este próximo verano ofrecerán un concierto en la ciudad de Palma, en Mallorca. Será el día 18 de junio, en el recinto de Son Fusteret, y sus entradas ya están a la venta en Ticketea.Se pueden encontrar entradas generales por 35€ más gastos, aunque también hay disponibles entradas de grada, entradas VIP y Golden VIP. El leit motiv de esta gira es «Greatest Hits» y por tanto, uno sabe bien lo que va: nada menos que a ver y escuchar en directo hitazos de la vida como ‘Barbara Ann’, ‘Surfin’ USA’, ‘Good Vibrations’, largo etcétera.
Pese al amago de reunión que Brian Wilson, Al Jardine y Mike Love, únicos miembros originales supervivientes, oficiaron en 2012 con el disco ‘That’s Why God Made The Radio‘, es público y notorio que las diferencias entre Wilson y Love se mantienen a lo largo de los años. Tras aquel álbum, volvieron a partir pajuelas y Love, puesto que ostenta los derechos de uso del nombre, siguió empleando el nombre de Beach Boys en giras como esta, con una formación que incluye también a Bruce Johnston (que entró en la banda en 1965), mientras que Brian Wilson ha seguido a su aire, aunque también revisando el catálogo del grupo californiano (en el pasado Primavera Sound, por ejemplo, pudimos verle interpretando íntegramente ‘Pet Sounds’). Al Jardine, pese a haber estado al lado de Love hasta 1998, ha pasado a ser #teamWilson y le acompaña en sus giras.
Esta mañana el Festival de Cannes ha anunciado que el presidente del jurado de su 70ª edición, que comienza el próximo 17 de mayo, será Pedro Almodóvar. Será la primera vez en la que un cineasta español ostente este honor, aunque él mismo ya había formado parte del jurado en el pasado.
Un comunicado del festival francés en el que se recuerda la trayectoria del director manchego, recoge la respuesta de Almodóvar a la invitación del presidente del certamen, Pierre Lescure, y el delegado general, Thierry Frémaux: «Estoy muy feliz de poder celebrar el 70 aniversario del Festival de Cannes desde una posición tan privilegiada. Me siento agradecido, honrado y un poco abrumado. Soy consciente de la responsabilidad que conlleva ser presidente del jurado y espero estar a la altura del encargo. Solo puedo decir que me entregaré en cuerpo y alma a esta tarea, que es a la vez un privilegio y un placer».
Este anuncio tiene lugar en la semana que se celebrará la gala de entrega de los Premios Goya 2017, en los que Almodóvar opta con ‘Julieta’ a los dos premios más importantes de la noche: Mejor Película, y Mejor Director. También está nominada al Mejor Guión Adaptado, a la Mejor Música Original por su banda sonora, obra de Alberto Iglesias, y Emma Suárez, protagonista del film, opta a ganar el premio a la Mejor Actriz Protagonista. La gala, que como es habitual se retransmitirá el domingo día 5 en La 1 de TVE, será presentada de nuevo por un Dani Rovira que será mirado con lupa.
Desde hace un par de días, la Internet está viviendo de cerca la guerra abierta entre dos artistas pop como Rihanna y Azealia Banks, derivada de sus discrepancias en cuanto a la política migratoria de la administración de Donald Trump. En el último capítulo de este enfrentamiento, la cosa se ha recrudecido con la filtración mutua de información personal.
A través de Instagram, Azealia publicó una imagen (subtitulada «¡Bombas fuera!») de su agenda del movil donde se podía ver la entrada «Rihanna» y un número de teléfono móvil. Más tarde borró esa imagen, pero fue capturada por algunos medios. Según NME, la intérprete de ‘Anti’ no permaneció impasible, sino que también publicó imágenes de mensajes supuestamente remitidos por Banks a ella, en los que la tildaba de adicta al sexo y las drogas, y que también han desaparecido ya. Según The Sun, ambos números están desconectados desde su filtración.
Recordemos que todo comenzó el pasado fin de semana cuando Rihanna, entre otros muchos artistas, alzaron la voz contra el veto de Trump a inmigrantes y refugiados de 7 países islámicos. Azealia cargó contra ella aludiendo que ni siquiera era norteamericana y no podía votar, y defendiendo la prohibición por cuestiones de seguridad. Tras el intercambio de insultos, Rihanna ha proseguido denunciando esta ley en las redes sociales.
Después de revelar el videoclip para ‘Castle On the Hill’, su reciente single de sonido Bruce Springsteen, Ed Sheeran ha estrenado el correspondiente a ‘Shape of You’, su otro single, de sonido entre ‘Cheap Thrills’ y Justin Timberlake. El vídeo es la historia de una pareja interracial que entrena para una lucha de sumo. Pero es más que eso:
Es inclusivo
La actriz que interpreta a la pareja de Sheeran en el vídeo es Jennie Pegouskie (a la que puedes seguir en Instagram), que es de origen mixto, como es evidente, pues es de Seattle pero tiene rasgos afroamericanos así como asiáticos. Un guiño inclusivo a otros orígenes del que sus fans también se han dado cuenta en los comentarios de Youtube.
Es feminista
Sheeran se pasa todo el vídeo entrenando en un gimnasio para combatir con su contrincante en una lucha de sumo. El final del vídeo es humorístico, pero parece contener un fondo feminista (muy pensado desde el márqueting) cuando Sheeran aparece corriendo despavorido por el ring hasta que Pegouskie aparece heroicamente para salvarle: Sheeran no se hace el machote y deja que su pareja femenina derrote a su rival. Toca entrenar más, Sheeran, y comer menos pollo frito…
Sheeran se quiere
Hay mucha piel en el vídeo de ‘Shape of You’ y no precisamente de su actriz, pues es Sheeran quien presume de cuerpo (y de tatuajes) durante todo el vídeo, confirmando que se quiere más que nunca, que podría pasar por nuestra sección Hot Hot Hot sin ningún problema y apuntando a la realidad (o eso parece) de que otro tipo de belleza masculina es viable comercialmente en el mundo del pop, alejada del tipo duro de gimnasio que representan artistas como Drake, más «real».
Es un buen vídeo pop
El autor de ‘x’ no necesitaba currarse un vídeo para esta canción que ya es un exitazo pero lo ha hecho y es muy digno, hasta el punto que recuerda a los vídeos pop de los primeros años 2000, cuando los videoclips tenían un punto muy cinematográfico, naturalmente porque había más pasta ya que se vendían más discos, no existía el streaming y Youtube no había nacido, conque los vídeos se hacían para la televisión. No es ‘Bad Blood’, ojo, pero está muy bien.
Crítica de dos novelas recientes e imprescindibles del género negro: los últimos libros de Richard Price, guionista de ‘The Wire’ (también del clip de ‘Bad’, de Michael Jackson), y Pierre Lemaitre, tras el éxito de ‘Nos vemos allá arriba’.
‘Los impunes’, de Richard Price
A Richard Price novelista le hemos conocido en España después de su éxito como guionista. ‘El color del dinero’ (1986), ‘Melodía de seducción’ (1989), ‘Clockers (Camellos)’ (1995) y hasta el vídeo ‘Bad’ de Michael Jackson llevan su firma. Pero fue en 2004, a raíz de la serie ‘The Wire’, cuando sus novelas empezaron a traducirse con más regularidad: ‘El samaritano’ (RBA), ‘La vida fácil’ (Random House), ‘The Wanderers. Las pandillas del Bronx’ (Random House)…
El año pasado llegaron dos de sus trabajos más celebrados: la fabulosa serie ‘The Night Of’ (disponible en HBO) y la novela ‘Los impunes’ (Random House). El título original del libro, ‘The Whites’, hace referencia, por un lado, a la gran ballena blanca Moby Dick y, por otro, a “los blancos”, aquellos criminales que no pudieron ser arponeados por la justicia y quedaron impunes. Y de eso trata esta excelente novela, de un grupo de policías neoyorquinos que una noche ven como uno de sus “impunes” es asesinado en el metro.
Cualquier novelista se conformaría con tirar del hilo de un argumento así. Price no. Price amplía el campo de batalla e introduce una trama paralela tan (in)tensa y absorbente como la principal. Cualquier novelista se conformaría con tricotar estas dos tramas sin que se le deshilachen. Price no. Price hace punto de cruz. Cada jornada laboral del policía protagonista es una crónica de sucesos diferente, un crudo relato del día a día (en este caso, noche a noche) de un policía en la ciudad de Nueva York. Cualquier novelista se conformaría con escribir una buena novela policíaca. Price no. Price ha escrito un novelón. 9.
‘Tres días y una vida’, de Pierre Lemaitre
Después del inesperado éxito de la notable ‘Nos vemos allá arriba’ (premio Goncourt 2013), se empezaron a traducir al castellano las novelas de Pierre Lemaitre como si se fuera a acabar la tinta de las imprentas. En solo dos años se publicaron cinco novelas: ‘Vestido de novia’, ‘Irène’, ‘Alex’, ‘Rosy & John’ y ‘Camille’, todas en Alfaguara. La última en llegar es su más reciente trabajo: ‘Tres días y una vida’, publicada por Salamandra.
‘Tres días y una vida’ es un relato negrísimo con un protagonista insólito: un niño de 12 años, un pequeño Raskolnikov cuya vida cambiará para siempre tras un fugaz ataque de ira. Lemaitre hace malabarismos con temas como el azar, la obsesión y el sentimiento de culpa para ofrecer al lector una historia llena de suspense y punzantes reflexiones morales.
El autor demuestra su enorme pericia para combinar lo particular y lo general, el retrato psicológico del atormentado niño (Lemaitre juega con maestría con el punto de vista, con su percepción de la realidad) y la pintura de toda una comunidad, de un pequeño pueblo francés cuya aparente tranquilidad se verá alterada por un suceso terrible. ‘Tres días y una vida’ es una novela que se lee en tres días (son poco más de 200 páginas) pero que permanece en el recuerdo, quizá no toda una vida, como le ocurre al protagonista, pero sí lo suficiente para esperar con ansias la siguiente obra de este autor. 8.
El Pescao era el nombre tras el que se escondía David Otero en su proyecto en solitario. Antes era famoso por a) ser el guitarrista de El Canto del Loco y b) ser el primo de Dani Martín. Pero siete años después de su debut, David ha finiquitado El Pescao y ha recuperado su nombre, con un disco homónimo que le devuelve a los momentos más inspirados de El Canto del Loco. Un tratado de pop-rock hispano comercial sin pretensiones pero recio, fresco y con un puñado de canciones adhesivas. De cuando despegó lejos del grupo, en 2010, guardo el recuerdo de haber contemplado en alguna entrevista a un chico apocado, que casi parecía pedir disculpas por estar en el mundillo del show business. La imagen que transmite hoy David es muy diferente: segura, pero sin perder su punto naif de chaval entrañable.
David Otero estará de gira por todo el país durante los meses de marzo y abril. Este 10 de marzo estará en Murcia (entradas en Ticketea) y el 11 de marzo en Toledo. Después, vendrán, entre otras, Barcelona (25 de marzo, Sala Bikini) y Madrid (1 de abril, Teatro Barceló). Comprar entradas para la gira de David Otero
Al principio pensaba que ‘Micromagia’ era el nombre del disco y no, es solo el del primer single.
¡Todo el mundo lo piensa!
Y el título es ‘David Otero’…
Voy a tener que estar súper pesado, porque ya lo han puesto en alguna nota por ahí. ¡Que no! ¡Que el disco no se llama ‘Micromagia’! ¡Que se llama ‘David Otero’! Después de comerme a El Pescao, pues para qué andarme con historias y poner títulos que despistasen más. El mensaje era muy claro: David Otero se ha quedado y El Pescao me lo comí.
«El Pescao me lo puse para que recibiera los golpes»
¿Y a qué se ha debido el cambio?
Desde el disco anterior ya le venía dando muchas vueltas. Cuando sales de un grupo como El Canto del Loco, después del éxito que tuvo tan bestia… Pues sales con muchísimo miedo. Yo empecé mi carrera con ganas de pasármelo muy bien, pero con muchas inseguridades, porque yo había cantado y compuesto canciones propias cuando tenía 19 años. De repente resulta que tenía 30. Habían pasado diez años de gap en que había sido compositor, guitarrista, hacía coros y ya. Dentro de todos esos miedos y después de mucho tiempo, he llegado a la conclusión de que yo El Pescao me lo puse para que recibiera los golpes y así liberarme del estrés de una carrera artística. Porque pensé: es que van a opinar sobre mí, sobre mis canciones, quién soy, de dónde vengo… todo eso. Entonces dije: “pues El Pescao. Ponlo ahí y que reciba los golpes”. Pasan unos años y pienso “joder pero… ¡estoy siendo un cobarde! Lo que tengo que ser es ser yo mismo y no poner nada entre yo y la gente a la que le gusta mi música”. Ese es el motivo de fondo. Hay veces que tu subconsciente te lleva a tomar decisiones que son un poco torpes, pero que te protegen. Y el Pescao fue una medida de protección. Ahora ya he dicho “basta”.
Ahora quieres recibir los golpes directos.
Sí, que me los den en la cara. Me da igual (risas).
‘Ultramar’, tu disco anterior, sonaba bastante melancólico. Este, en cambio, es mucho más vitalista.
Totalmente. Esto me lo dijo el otro día Marcos Cao de La Sonrisa de Julia, que es muy muy amigo mío, cuando le puse el disco en su coche. Estábamos en Santander, surfeando juntos, y me dijo: “tío, este disco es mucho más caliente que ‘Ultramar’”. ‘Ultramar’ lo grabé en Londres con un productor que para mí es la bomba, que es Max Dingel [Ndr: productor de The Killers o James, entre otros], pero su concepto es más frío que lo que sentimos aquí en España. Mi último disco está lleno de arreglos. En ‘Ultramar’ estaban superelegidos, cada uno en su sitio. En este ha sido: “¡Venga! ¡Mete otra guitarra! ¡Y otro teclado! ¡Pongamos una melódica!”. Como que no había tanto filtro, en plan: “no, la melódica no, porque la frecuencia va a estorbar al piano que está haciendo…”. No. Aquí ha sido: ¡energía! Un poco más a… la española.
También la manera de componer los dos discos ha sido muy distinta.
‘Ultramar’ lo compuse completamente solo en Buenos Aires. Imagínate que pones aquí [Ndr: indicando la sala del hotel en que estamos] un tabique y ese espacio lo utilizas durante un año para componer un disco. Ahí no entró nadie más que un amigo que de vez en cuando venía a verme, otro colega y el portero. La soledad siempre tiende a la melancolía. Pero este último disco lo he compuesto en mi estudio de Madrid, con más gente. Me he abierto de repente a que vinieran… pues desde Diego Cantero [de Funambulista] a Raúl Galván, que es mi guitarrista de toda la vida. Se pasaban por el estudio y decía: “Vamos a hacer una canción”. Y salió ‘Micromagia’. Con la necesidad de vivir las cosas y no tanto la de hacer un disco, por eso el resultado es más vitalista.
«Y a mí la música que me gustaba era Green Day, Pennywise, NOFX… un montón de grupos que son energía pura y dura»
Y mucho más optimista, lo cual choca un poco en estos tiempos oscuros, que parece que nos llevan a ser más pesimistas…
Yo es que me guío un poco por lo que voy sintiendo en cada época de mi vida, y no coincide demasiado con lo que va aconteciendo. Ves a Donald Trump y te entra una depresión tremenda… pero yo hago música superfeliz. La base de sentirme bien conmigo mismo es hacer música que me divierta. No pienso mucho más allá de eso. Tampoco le doy muchas vueltas: que si la letra… No. Me lo quiero pasar bien. Con El Canto me pasaba igual. A mí hay gente que me ha llegado a decir: “¿pero a ti te gusta la música que haces con El Canto del Loco?”. Y yo contestaba: “¿Eres gilipollas? Pues claro. Me flipa. Me lo paso pipa”. Que no es lo más, que no nos van a dar el premio Nobel por las letras. Que lo hacemos porque la música es una energía que te hace vibrar. Y a mí la música que me gustaba era Green Day, Pennywise, NOFX… un montón de grupos que son energía pura y dura. Al final he evolucionado mucho con el paso de los años, pero algo ha debido de quedar de todas esas guitarras, de todos esos ritmos que me molaban, de alguna manera.
Volviendo a Argentina, aclárame una cosa. En la Wikipedia, esa fuente de desinformación, había leído precisamente que te habías ido allí a vivir… ¿pero sólo te fuiste cuando grabaste ‘Ultramar’ o has estado más tiempo?
¿La realidad? Saqué mi primer disco en 2010, estuvimos dos años de gira, dimos 220 conciertos, fue una locura y acabamos… ¡mataos! Porque fueron dos años sin vacaciones, sin un día libre, trabajando a tope por el proyecto. Fue una época preciosa. Pero cuando acabé dije, “vale, voy a preparar un disco”. Nunca me había parado a escribir un disco, siempre había compuesto a la carrera, tanto los de El Canto como el mío. Siempre era como: “¡Que viene un disco!” y yo: “¡Pues venga! ¡Canciones que tengo aquí y voy haciendo otras!”, sobre la marcha. Y tras 14 años en esto, ¿cómo no me había dado la licencia de pararme, montarme un sitio y empezar a pensar en canciones? Mi mujer es argentina, queríamos tener otro hijo, y fue: “pues venga. Vamos a tener otro peque, que nazca en Argentina”. Y aprovecho y, mientras lo gestamos, vivimos allí. Y ella estaba con su familia. Me parece algo muy bonito cuando una madre está pendiente del niño que va a nacer. Sobre todo mi mujer, que tiene mucho contacto con su madre, con su padre, y se quieren mucho. Me parecía muy tierno que la mamá esté en el sitio, en su nidito, porque es la que manda ahí, en ese momento. Y Buenos Aires me parecía una ciudad súper poética para escribir canciones. También tiene un punto melancólico. Dejó un poso, un punto lúgubre.
Entonces ‘David Otero’ lo has compuesto aquí.
Este lo he compuesto en Madrid. Ya estoy viviendo en Madrid, nos volvimos y ya me he quedado aquí.
En el disco hay una canción, ‘Regreso’, en que pareces rememorar tu carrera musical, en que emites reproches y, a la vez, se erige en una pequeña auto-afirmación. ¿Es autobiográfica?
Sí. En realidad, habla de muchas cosas. No es un enfoque en algo concreto: “Regreso de Argentina”… Habla de regresar a componer desde la felicidad de hacer música, a estar genial contigo mismo, de perdonar, de sentirte perdonado y muchas cosas que uno a veces tiene dentro.
¿Perdonar a…? ¿Se puede preguntar a quién?
Son circunstancias que pertenecen a la intimidad…
La línea que más me llama la atención es la de “harto de no encontrarme en cada canción”…
Sí, perdonarte a ti mismo. Te perdonas a ti mismo, vuelves a ti. Perdonar… es muy fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo.
Volviendo a los colaboradores, aparte de Diego Cantero, ¿quién más ha intervenido en el disco?
Con Jorge Ruiz de Maldita Nerea escribí ‘Regreso’, después de una tarde entera de psicoanálisis brutal entre los dos. Con Raúl Galván, que es mi guitarrista de toda la vida, escribí ‘Un mundo para ti’ y ‘Micromagia’. Yo no me había dado permiso de componer junto a otros desde que dejé de componer con Dani, mi primo, y era como: “Grrr… ¡quiero componer yo solo!”, como si tuviera algo que demostrarle al mundo. Y no es así. También habla un poco de eso, ‘Regreso’, de que no tienes que demostrar nada a nadie. Lo que tienes que hacer son canciones que te gusten y que te emocionen. Y si vas a ser feliz componiendo con otros… compón con otros. Es parte del proceso.
«Soy un poco friki de las estadísticas (…) y me he dado cuenta de que el rango de edades [de mi público] está súper repartido y es muy amplio»
Tus letras son bastante generacionales, costumbristas y autobiográficas. No sé si uno de tus objetivos es buscar esa identificación con el oyente, o con algún tipo determinado de oyente…
¡Pues me encantaría que fueran muchos oyentes! Es lo que uno busca, cuando hace música. Conectarse con una generación entera sería bestial. Soy un poco friki de las estadísticas, de las métricas, me gustan todos esos mundos del marketing… Estoy un poco enganchado a todas esas cosas: analizo, miro y, de repente, veo que la curva de público que me escucha en Spotify Artist, donde puedes mirar quién te escucha, qué edad tiene, si son chicos o chicas… pues me he dado cuenta de que el rango de edades está súper repartido y es muy amplio. Yo me quedo un poco flipado. No le gusto sólo a la gente de treinta-cuarenta. Baja bastante de dieciocho para abajo, eso lo tengo que decir; no les debe gustar tanto mi música. Es a partir de veinte cuando sube. Entre veinte y cuarenta años hay gente a la que le mola mi música, indiferentemente de si son chico o chica, están 49-51. ¡Repartido al 100%! Y en una franja de edades amplísima. Lo he vivido con El Canto del Loco, lo de ser música de una generación concreta; gente que ahora debe tener 26-27 años. Tal vez sea esa la que me acompaña.
[Ndr: La canción que cierra el disco es ‘David y Goliath’, en la que David medio recita, medio rapea una descripción de su persona y una extensa declaración de principios: “Me gustan los de abajo, a los de arriba no les veo”, que si está enganchado a las redes sociales, hace bromas sobre si es “más pijo que los heavies” y un largo etc.]
Sobre ‘David y Goliath’ la pregunta es ¿¿¿te has dejado algo fuera???
¿Te digo la verdad? Esa canción la tuvimos que recortar porque era en plan “¡No puedo contar más cosas!”. Había mucha más leña en el garaje para echar a la fogata, pero cortamos. La canción original, la que tengo en la maqueta, habla de por qué soy vegetariano, qué opino de la política… y cuando iba a grabar lo corté. Eso queda para mí. Y la canción ha de durar cuatro minutos, tampoco me apetece hacer una de seis. Me aburría.
«Con la gente que es muy moderna, siempre me quedo: “Pues no sé qué decirte, ¡no te va a parecer nada moderno lo que yo te diga!”»
Y un alegato anti-modas: “estaba hablando con un swagger que era hispter hace un año”…
Yo al final, en mi barrio, donde curro, soy más amigo del portero… esa es la gente que me cae bien. Los modernillos que toman el vermú a las doce en el bareto no me hacen ni caso. Sin embargo, me llevo de puta madre con el camarero, con el dueño del restaurante… Yo conecto con la gente del día a día, normal. Sin embargo, con la gente que es muy moderna, siempre me quedo: “Pues no sé qué decirte, ¡no te va a parecer nada moderno lo que yo te diga!”. Soy más tímido en esos círculos.
O esos círculos tienen cierto prejuicio hacia ti, porque provienes de ECDL…
Sí, ya lo pienso un poco. Luego me sorprende, porque me llega gente que la veo súper modernilla y yo: “Uy, a ver qué es lo que me van a decir” y te sueltan: “¡Yo era súper fan tuyo cuando era pequeño!”. Y me hace ilusión. Me sorprende. Mucha de la gente que ahora escucha cantidad de música diferente: indie español, reggaeton, hip-hop, metal… cuando era pequeño le gustaba ECDL. Y me hace ilusión que me lo digan: “¡Yo aprendí a tocar la guitarra con tus canciones!”. Me mola.
Mirando las listas de lo más escuchado en España en Spotify o la de los 40 Principales, quitando algunas excepciones puntuales como tú, Leiva o Love of Lesbian, está todo copado por el reggaeton o la música dance. ¿Te gusta ese tipo de música? Lo digo por el tuit de Dani Martín, en que decía que antes muerto que hacer un tema reggaetonero… [Ndr: estalla en risas] Y no sé hasta qué punto compartes esa visión tan rotunda.
A mí me gustan las canciones. Y si de repente hay algún tema de reggaeton que me gusta… pues me gusta. Me encanta Calle 13, que se da algún codazo con el reggaeton, es uno de mis grupos favoritos. Y me gusta Damien Rice, pero también me gusta Maldita Nerea. No tengo ningún problema en que convivan todas esas cosas en mi teléfono. De repente saca Ruth Lorenzo un temazo y me lo compro. Y al minuto siguiente puedo estar escuchando 30 Seconds to Mars, que no tiene nada que ver. No me guío por los estilos. Esto en los discos que he hecho se refleja un poquito. No me ciño a ningún estilo ni a ninguna estética, la agarro y la exprimo, sino que voy de una a otra y me da igual. Me lo paso bien con la música.
En este último disco eché de menos los dúos, en los discos anteriores eran los temas más importantes, como ‘Castillo de arena’ [con Ana Cañas] o ‘Por las calles de Palermo’ [con Rosario Ortega].
Es que tampoco lo hemos pensado. Igual se puede pillar un tema para hacer el dúo a posteriori, que eso también se hace un montón. Tampoco me inventaría aquí la fórmula de lo que hace la industria de la música para vender más discos. Es que para hacer un dúo yo creo que, primero, tienes que sentir la canción y la otra persona la tiene que sentir igual. Tiene que ser un tema que te pida un dúo. Yo siempre me imagino los dúos en canciones que, por letra, están diciendo algo a alguien y necesitan la respuesta de ese alguien. En ‘Castillo de arena’, por ejemplo, el dúo con Ana Cañas, era una canción que hablaba de una playa que se enamoraba de una chica. Y la respuesta de la chica hacia la playa: “a veces te siento al tumbarme al sol”. Yo me imaginaba a la chica que se estiraba en la playa y la sentía. Tal vez en este disco no ha habido un dúo porque la energía de las canciones no me pedía esa respuesta.
¿Habría alguien con quien te gustaría hacer un dúo ahora mismo?
¿Femenino?
Sí. Bueno, ¡o masculino también!
Pues femenino me gusta muchísimo Rozalén, me parece una tía con un talento bestial.
Cultivas mucho la imagen de chico de-al lado, sin embargo en el vídeo de ‘Una vez más’ (que ya fue objeto de un exhaustivo análisis en nuestra web) pareces romper un poco con ese look. ¿No te han dicho alguna vez eso de “oye, tú que eres guapo, ¿por qué no te sueltas y te explotas más?”
Claro que me lo han dicho… ¡pero yo soy así! Yo no salgo a la calle y digo “mira, que soy cantante y me tienes que mirar”. Yo voy pensando en mis movidas y, cuando me mira alguien, no pienso que lo hace porque soy David Otero; pienso “¿qué coño me estás mirando?”. No voy con ese concepto por la vida. Yo voy a seguir así porque soy así. Y de repente, cuando me proponen hacer un vídeo divertido (como es el caso de ‘Una vez más’), el que me lo propone tiene que ser un amigo mío, como es Alberto Van Stockkum. Yo este vídeo no lo haría. ¡Ese vídeo no sale de mi cabeza! Sin embargo, llega Alberto, que trabaja en moda, y me dice: “¡Tío, vamos a hacer un vídeo más picante, que nunca has hecho uno!”. Y como confío en él, digo: “Venga. ¿Qué hay que hacer?”. “Pues tienes que salir un poco más provocativo”. Intento ponerme en la piel, pero no es mi día a día.
Por eso, que viendo la imagen que proyectas en otros vídeos, choca un poco verte así.
Hombre… ¡hay que probar de todo! Si al final, ¡yo me tiro a la piscina! Con mi timidez y mis cosas, pero yo me tiro a la piscina.
«A mí lo que hace mi primo Dani [Martín] me encanta. Si no fuese mi primo, me gustaría igual»
¿Has escuchado ‘La montaña rusa’, el disco de Dani Martín?
Claro que sí. ¡Lo he escuchado antes de que lo escuchara nadie! A mí es que lo que hace mi primo Dani me encanta. Si no fuese mi primo, me gustaría igual. Es un tipo de pop-rock que me gusta y que consumo. Me gustan más las canciones cañeras. Hay una canción que se llama ‘Paloma’, por ejemplo, que me encanta, es mi favorita. Siempre compartimos críticas antes de sacar nuestros discos. Hacemos esa especie de confidencia del uno al otro, sin que nadie se entere, vía e-mail súper clasificado. Y sí; este y el anterior me han gustado mucho.
¿No existe competición pues? ¿Es una cosa que nos gusta imaginar a los medios?
No. Somos primos y nos queremos, queremos que al otro le vaya increíble. Cuantos más discos venda y más sitios llene, para mí mejor.
Porque tengo la sensación de que ECDL, más que separarse, está en un momento de impasse…
Fue un momento en que nos apetecía hacer otra cosa, hasta que nos apeteciera volver a hacer canciones juntos. Lo seguimos manteniendo igual. Si nos apetece volver a hacer temas juntos, nos volveremos a juntar. La perspectiva es seguir siendo primos, llevarnos de puta madre y disfrutar el uno del otro y de la música que vamos haciendo en paralelo.
Para acabar, una pregunta personal. Buscando información sobre ti en internet, encontré que el pasado mes de noviembre te habías vuelto a casar…
¡Con la misma mujer! (risas)
¿Y eso? ¿Hace diez años estabas tan liado con el grupo que no pudiste tener una boda formal?
No, para nada. Hace diez años mi mujer estaba a punto de dar a luz y fue como “oye, vamos a casarnos, vamos a hacer los papeles del niño”. Lo hicimos de una forma muy burocrática, de ir al Registro Civil y casarnos. Lo celebramos en nuestra casa en Buenos Aires. Fue la anti-boda. Pusimos un catering muy bonito, vinieron unos amigos, y acabamos jugando a las películas, al trivial, al parchís… Nos lo pasamos pipa. Fue un día precioso, eh. Pero no hicimos ninguna celebración, no nos fuimos a ningún lado. Y, en este momento, llevábamos diez años, y dijimos: “oye, nos merecemos decirle a la gente que nos queremos. Vamos a irnos a un sitio bonito, especial. Vamos a hacer una cena de puta madre, con nuestros amigos, nos juntamos las dos familias -que nunca lo habíamos hecho-, y lo celebramos y decimos que nos queremos delante de todos”. Así lo hicimos. Resulta que colgué una foto diciendo lo que sentía en Instagram y al día siguiente estaba en todos los lados: en el ‘Hola’, en el ‘Diez Minutos’, en El País … Y cuando bajé del avión, porque justo la colgué cuando nos fuimos de viaje a Sri Lanka de viaje de novios –que tampoco nos habíamos ido-, pillé un wifi y me conecté, dije: “¡Adiós! ¿Qué ha pasado aquí?”. Empecé a ver notas y notas en prensa a la que yo tampoco voy dirigido. Que estuvo bien, porque fue una movida de amor y es una cosa completamente sincera que compartí con todo el que quisiera leer. Cosa que no soy muy asiduo de hacer. Pero me parecía un detalle hacia ella que se merecía por todo lo que me da.
Desde luego no puede decirse que el mundo de la música, el alternativo y el que no, no se estén implicando políticamente en los tiempos que corren. La llegada al poder de Donald Trump ha sido todo un terremoto en lo musical que está suponiendo las reacciones encendidas de gente como Rihanna, Sia, Grimes o Arcade Fire.
El último en oponerse a la política de inmigración de Donald Trump, que además de planear construir un muro en la frontera mexicana que costará millones de dólares tanto en ejecución como en mantenimiento, ha prohibido la entrada en Estados Unidos de inmigrantes procedentes de hasta 7 países de mayoría musulmana. Father John Misty, ex Fleet Foxes y co-autor puntual de canciones de Beyoncé o Lady Gaga, continuará con su carrera en solitario con la edición de un nuevo álbum llamado ‘Pure Comedy’ del que ya conocimos su corte titular y cuyo nuevo adelanto es también político.
‘Two Wildly Different Perspectives’, que se da a conocer junto a su vídeo, yuxtapone imágenes de niños y armas y pretende ser una reflexión sobre la nueva ley de inmigración de Estados Unidos. «Más niños van a morir gracias a la política de inmigración increíblemente egoísta de lugares como Arabia Saudí y Estados Unidos», dice la nota que acompaña este vídeo.
El pianista James Rhodes, conocido también por su autobiografía ‘Instrumental‘, ha anunciado un nuevo concierto en España que se suma al que va a realizar el 24 de febrero en Barcelona como parte del Voll-Damm Festival Internacional de Jazz. Este fin de semana se ha conocido la noticia de que Rhodes actuará en Santiago de Compostela el próximo 10 de marzo. El concierto se celebrará en el Palacio de Congresos (Sala Santiago), a las 21:00 horas y las entradas están a la venta en Ticketea.
La nota publicada por La Voz de Galicia sobre este concierto (es el primero que dará en esta comunidad autonóma) informa de que se han vendido en España 75.000 unidades de ‘Instrumental’ a través de la fantástica editorial Blackie Books y compara a James Rhodes «con Madonna y Kanye West» por sus controvertidas declaraciones, la última en oposición a Trump. Al margen de los dardos envenenados que suele lanzar en Twitter, su reciente concierto en Madrid comenzaba con sonoros «Fuck brexit» y «Really, really fuck Trump».
James Rhodes ha sido noticia recientemente por sobrecoger a todo el país tras conceder una de sus crudas entrevistas en el programa de laSexta Salvados. En ella hablaba de nuevo sobre las violaciones que sufrió de pequeño e invitaba a los medios a no disfrazarlas con eufemismos para disimular su crudeza.
Parte de la redacción evalúa el single que presenta el próximo disco de Los Planetas.
«Sin ser un back to roots propiamente dicho, este regreso de Los Planetas sí que va un poco al tuétano de su propuesta: pop de guitarras, sencillo y eficaz. Tanto es así que casi estamos ante un ‘Mi hermana pequeña’ adulto, un ‘David y Claudia’ maduro. Y así, ‘Espíritu olímpico’ es un caballo ganador. De (auto) producción más que limpia, cristalina (nunca antes sonó la voz de Jota tan nítida), lo que destaca es su melodía, simple e irresistible, con cierta estructura de tangos acentuada por su letra de inspiración popular. «Canción, canción y canción», ese parece ser el mantra de la versión 2017 de Los Planetas. Y funciona». Raúl Guillén.
«Los Planetas vuelven con una buena canción que contiene muchos de los elementos con que identificamos muchas de sus composiciones: guitarras sacadas del indie británico de los 80, letra con varias referencias a la tradición andaluza (esa cita a las cuevas de Granada en las que, sí, vive gente), un título deportivo que además no aparece en la letra y un desarrollo que esta vez huye del estribillo fácil. ‘Espíritu olímpico’, desde ya «aka «Solos tú y yo», es bonita pero también algo autocomplaciente, pues tampoco contiene nada que justifique una espera de 7 años, que pueda sumar algún nuevo fan o que le permita enfrentarse cara a cara a la retahíla de hits del grupo que suena después de ella en Spotify. Esa colección de temas que ahora mismo sale justo después puede convertirse en su peor enemiga». Sebas E. Alonso.
«‘Espíritu Olímpico’ parecerá más de lo mismo: que si nos hemos alejados (musicalmente) del Sacromonte, que si reiteración en estructuras y temáticas planetarias habituales, que si parece la prima sin gas de ‘Alegrías del incendio’, que quizás no se convierta en un clásico de la banda. Que sí, que vale… Pero es que me pirra porque a) Con los Planetas no tengo criterio, soy demasiado fan y, a poco que me hacen algo un poco majo, me tienen ganada, rendida y cautiva. b) Esta es una canción sencillita, tierna, clara y… ay, me liquida la guitarra tan The Cure. Esa guitarra qué bonita es. Y qué bonitos los coros de La Bien Querida, qué bonito es este pop tan encantadoramente leve… y qué bonito todo». Mireia Pería.
Un supergrupo formado por Eric Pulido de Midlake reúne a cantantes tan famosos como Alex Kapranos de Franz Ferdinand, Fran Healy de Travis, Ben Bridwell de Band of Horses y Jason Lytle de Grandaddy. Se hacen llamar BNQT y publican un disco llamado ‘Volume 1’ el 21 de abril. A juzgar por el primer single que se estrena hoy, ‘Restart’, será un mero entretenimiento para todos ellos, pues lo que parecen haber hecho es juntarse para sonar a… ¡Tame Impala! En concreto a ‘Elephant’. Todo ello a pesar de que Eric Pulido ha dicho que se imaginaba el grupo como «una versión ochentera de un supergrupo con Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison y Tom Petty». El disco ha sido completado vía mail con cada uno de sus miembros enviando sus partes.
Mientras no sabemos nada de Midlake desde que publicaran ‘Antiphon’ en 2013, Band of Horses sacaban el año pasado ‘Why Are You OK’ y Travis hacían lo propio con ‘Everything at Once‘. Grandaddy publicarán su nuevo álbum ‘Last Place’ en marzo y está por ver qué será lo próximo que editen Franz Ferdinand.
1. Restart
2. Unlikely Force
3. 100 Million Miles
4. Mind Of A Man
5. Hey Banana
6. Real Love
7. Failing at Feeling
8. L.A. On My Mind
9. Tara
10. Fighting The World
La fiesta Love the 90’s que se celebra en Madrid coincidiendo con el Festival de Eurovisión el próximo mes de mayo, también tendrá su desdoble valenciano. Si en Madrid podrá verse a gente como Jenny de Ace of Base, Technotronic, Corona, Snap!, OBK, Whigfield, Tina Cousins, 2 Unlimited, Sensity World, Ice MC, New Limit, Chimo Bayo, Rebeca, Fernandisco y Jumper Brothers; en Valencia el cartel será muy parecido.
Los confirmados para la fiesta valenciana son Jenny de Ace of Base, C&C Music Factory, Gala, Snap!, Corona, OBK, Ice MC, Spanic, New Limit, Rebeca, Chimo Bayo, Sensity World, Tina Cousins, Fernandisco y The Jumper Brothers. La fiesta valenciana se celebrará un par de semanas después, en concreto el 3 de junio a partir de las 18.00 en la Ciudad de las Artes y las Ciencias y las entradas están disponibles en Ticketea. Los detalles de la fiesta en Barcelona se conocerán esta semana a través de la web oficial.
Chimo Bayo ha sido recientemente noticia por haber co-escrito una novela y además es objeto de otro libro centrado en la ruta del bacalao, sus falsos mitos, los apropiacionismos y el origen de aquel movimiento que terminó ofreciendo su cara más chabacana en los reportajes de Canal Plus. El libro recibe el nombre de ‘Bacalao’, lo recomendábamos esta Navidad y justo hoy Contra anuncia su segunda edición tras el éxito de la primera. Como veis, el regreso de los 90 no termina de pasarse de moda.