Inicio Blog Página 905

Aretha Franklin, recordada por artistas de todas las generaciones

5

Aretha Franklin ha fallecido este jueves en Detroit. Tenía 76 años. Con ella se ha ido la Reina del Soul y una de las voces más importantes de la historia de la música negra y de la música popular. Para siempre quedarán canciones como ‘Say a Little Prayer’, ‘Respect’ o ‘(You Make Me Feel Like) A Natural Woman’ que siguen siendo escuchadas y versionadas a día de hoy.

La diversidad de los artistas a los que Franklin ha influido, o que simplemente la reconocen como una de las cantantes más importantes de la historia, se percibe en la diversidad de artistas que hoy la están recordando en las redes sociales. Paul McCartney, Diana Ross, su colaborador Clive Davis, Justin Timberlake, Christina Aguilera, Ariana Grande (que comparte una imagen de ella con Franklin), Chance the Rapper, Azealia Banks, Jake Shears, Florence + the Machine, Will Butler de Arcade Fire, Britney Spears y Liam Gallagher son algunos de los artistas procedentes de varias generaciones que han lamentado la pérdida de Franklin.

Por supuesto, los mensajes también están siendo diversos. Especialmente bonito ha sido el de Mariah Carey, quien ha escrito que el “poder de la voz de Franklin en la música y los derechos civiles abrió una puerta para mí y muchos otros”. Carey apunta: “Fuiste mi mayor inspiración, mi mentora y mi amiga. Me enseñaste que podía cantar las canciones que quería cantar y traer a Dios conmigo. Atesoro todos los momentos que pasé en tu presencia”. Por su parte, Brian Wilson se ha mostrado “apenado” por la marcha de Franklin y ha recordado que en los 60 solía escuchar a la cantante, una de las “más grandes y emotivas vocalistas”. Missy Elliott ha querido celebrar a Franklin compartiendo un vídeo de una actuación de la artista en ‘Soul Train’, escribiendo que se la imagina todavía “moviendo almas” en el cielo.

Ver esta publicación en Instagram

Aretha Franklin. The Queen of Soul. The Icon. The ultimate singers' singer. The greatest singer and musician of my lifetime. The power of your voice in music and in civil rights blew open the door for me and so many others. You were my inspiration, my mentor and my friend. You showed me I could sing the songs I wanted to sing and bring God with me. You've inspired millions everywhere yet never left home, never left church. Today the entire world mourns your home-going and celebrates all the brilliance you left behind. I will forever cherish the moments I spent in your presence. Your indelible impact was earned not only by your incomparable voice but by your bigger than life personality, wit and humor. I say a BIG prayer for you. You will forever have all our RESPECT. Love, Mariah ♥️

Una publicación compartida de Mariah Carey (@mariahcarey) el

Ver esta publicación en Instagram

🌹

Una publicación compartida de Florence Welch (@florence) el

Ver esta publicación en Instagram

A Natural Woman.

Una publicación compartida de Azealia Banks (@azealiabanks) el

Ver esta publicación en Instagram

Thank you, Aretha Franklin.

Una publicación compartida de Jake Shears (@jakeshears) el

Muere Aretha Franklin

66

Tras transcender esta semana en los medios que se encontraba en un “grave” estado de salud, ingresada en un hospital de Detroit y rodeada de su familia y amigos, finalmente ha muerto Aretha Franklin, ha confirmado su representante a The Associated Press. La reina del soul, que en los últimos años de su vida había padecido un cáncer, ha fallecido a los 76 años.

Dotada de una voz prodigiosa, que ha influido a decenas de cantantes posteriores, entre ellas Whitney Houston y Beyoncé, Franklin popularizó, y de hecho convirtió en canciones insignia, indisociables de ella, composiciones ajenas como ‘I Say a Little Prayer’ de Burt Bacharach y Hal David, ‘Respect’ de Otis Redding o ‘(You Make Me Feel Like) A Natural Woman’ de Carole King, imprimiéndolas, gracias a su portentosa voz, para siempre en la memoria popular. En algunos casos, Franklin fue autora de sus propios éxitos, como de una pionera ‘Think’ que puso banda sonora al movimiento feminista de finales de los 60, y que se considera un emblema de la época. ‘Chain of Fools’, ‘Spanish Harlem’, ‘You Send Me’ y ‘Son of a Preacher Man’ son otros de sus mayores éxitos.

Como era habitual en los primeros años de la música pop, Franklin publicó disco por año (a menudo incluso dos) a partir del lanzamiento de su primer LP, ‘Songs of Faith’, en 1956, cuando tan solo contaba 14 años. En sus primeros trabajos, la cantante nacida en Memphis sobre todo interpretó canciones tradicionales, por ejemplo de George Gershwin, cuyo ‘Swanee’ adaptó magistralmente, y no fue hasta la llegada de su undécimo álbum, ‘I Never Loved a Man the Way I Love You’, en 1967, cuando logró verdadero éxito comercial, auspiciada en este caso por el éxito de ‘Respect’. Sin embargo, se suele considerar su disco más emblemático ‘Lady Soul’, el decimocuarto, que es mencionado con frecuencia entre los discos más importantes de todos los tiempos.

Aunque la influencia de Franklin, en concreto el de su trabajo en los 60, era alargada y llegaba hasta nuestros días (Rumer le dedicó una canción titulada con su nombre, Ariana Grande, Demi Lovato y Lianne La Havas la han versionado), no puede decirse que la cantante viviera anclada en el pasado. Franklin buscó mantenerse en el candelero colaborando con artistas contemporáneos como George Michael, con quien lanzó el single ‘I Knew You Were Waiting (For Me)’ en 1986, o Mariah Carey, con quien compartió escenario, y de hecho en 2014 sacó un disco de versiones donde cupieron canciones de Adele, Alicia Keys, Whitney Houston o Sinéad O’Connor. Además, Internet la inmortalizó en un GIF maravilloso… ¡Respect!

Madonna celebra su 60 cumpleaños publicando el vídeo oficial de su actuación en la gala MET

40

El pasado mes de mayo, Madonna actuó en la MET Gala, donde realizó una teatral “performance” de 13 minutos en la que cupieron su clásico ‘Like a Prayer’, el fragmento de un tema nuevo, ‘Beautiful Game’, y una versión de ‘Hallelujah’ de Leonard Cohen. Entonces pudimos ver la actuación mediante vídeos de bastante mala calidad grabados por los asistentes, pero de la actuación se intuía una producción muy cuidada que esperábamos poder ver en condiciones algún día.

Con motivo de su 60 cumpleaños, que JENESAISPOP ha celebrado durante el verano repasando sus 60 mejores canciones en una cuenta atrás, Madonna ha publicado el vídeo oficial de su actuación en la MET Gala. Madonna empezó su performance cantando ‘Like a Prayer’ acompañada por coros monásticos, en una actuación que realzó el carácter espiritual de la canción. A a esta le siguió un trozo de la inédita ‘Beautiful Game’, una balada trap que al fin podemos oír en una calidad más o menos aceptable, y finalmente ‘Hallellujah’.

Nicki Minaj hace trampas en busca del número uno para ‘Queen’

50

Si hay algo peor que, en la confusa era del streaming, artistas como Drake y Post Malone cuelen canciones realmente mediocres en los primeros puestos del Billboard Hot 100, e incluso logren números uno con algunas de ellas, es que estos mismos artistas se sirvan de trampas para conseguirlos. Que se lo digan a Rihanna o a Jay-Z.

Ahora es Nicki Minaj quien, en busca de que su nuevo disco, ‘Queen’, debute en el número uno de Estados Unidos, ha tomado una extraña decisión, que es incluir su éxito con 6ix9ine y Murda Beatz, ‘FEFE’, al final de la secuencia del álbum, casi una semana después de lanzarlo. Extraña decisión, decimos, porque después de haber hablado durante meses sobre lo importante que era este álbum para ella, sobre la gran “obra” que se avecinaba, parece que finalmente a Nicki no le importa tanto arruinar su secuencia con tal de arañar ese número uno, con una colaboración que, en primer lugar, por estilo no tiene nada que con el resto del disco, y en segundo, está siendo muy polémica, pues 6ix9ine es el nuevo amigo de los tribunales en Estados Unidos, y por temas especialmente delicados, ya que el rapero se ha declarado culpable de haber practicado sexo con una joven menor de edad en 2015. Una historia que no es ajena a Minaj, ya que su hermano está preso por violar a una niña de 11 años. ¿De verdad va a valer la pena manchar ‘Queen’ con esta polémica por un número uno?

Por supuesto, esta no es la primera vez que un artista edita su disco después de lanzarlo, como todo fan de Kanye West sabrá, ni la primera vez que un artista añade un hit más o menos antiguo a un disco posterior para sumar streamings (‘Hotline Bling’ no cerró ‘Views‘ por casualidad). El streaming permite estos cambios de último minuto sin que a nadie le sorprenda ya lo más mínimo. Pero la decisión de Nicki parece particularmente desesperada, ya que los verdaderos singles de ‘Queen’ la están pasando canutas para impactar realmente entre el público (el single principal del álbum, ‘Chun Li’, habiendo sido un éxito, todavía ha de alcanzar los 100 millones de reproducciones en Spotify y actualmente está fuera del Billboard Hot 100, ‘Bed’ con Ariana Grande apenas ha sido top 43). Entre esto y que muchos fans no han aprobado su colaboración con 6ix9ine, parece que Minaj busca un número uno a toda costa, aunque sea en detrimento de la línea artística de su disco y de su propia imagen. Sin un macrohit como ‘Anaconda’ al que agarrarse, parece que todo vale para conseguir un número uno en el mundo de Nicki Minaj. Veremos cómo le sabe…

Lily Allen anuncia su autobiografía, ‘My Thoughts Exactly’

7

Lily Allen había revelado que publicaría su autobiografía en otoño, y este miércoles la ha anunciado al fin en las redes sociales. El primer libro de la cantante británica se titula ‘My Thoughts Exactly’ y sale el 20 de septiembre. Esta es su cubierta. En Twitter, Allen ha escrito que lleva “mucho tiempo” queriendo compartir los primeros detalles del libro con sus fans y apunta: “cuando las mujeres cuentan sus historias, en voz alta, de manera clara y desde la honestidad, las cosas empiezan a cambiar para mejor”.

El pasado mes de noviembre, Allen reveló que preparaba sus memorias y explicó que estas serían “chocantes” y “brutales”. En ellas hablará sobre la adicción al alcohol y a las drogas que ha sufrido en el pasado, sus desórdenes alimenticios, el aborto que sufrió en 2010 o su divorcio, además de los “altibajos” de la fama, que Allen experimentó a una edad muy joven (la cantante publicó su primer disco cuando tenía 21 años).

Las memorias de Allen llegan en un buen momento profesional para la cantante, después que su último disco, ‘No Shame‘, haya sido nominado a un Mercury Prize, uno de los premios musicales más prestigiosos que se entregan en Reino Unido. Sin embargo, el disco se ha quedado lejos de ser uno de los mejores valorados de su carrera.

Nicki Minaj / Queen

44

Han pasado 4 años desde que Nicki Minaj publicara su penúltimo disco de estudio, ‘The Pinkprint’, y este ‘Queen’ pero no la hemos echado de menos. Entendedme bien: no la hemos echado de menos porque, quizá como táctica para no perder su estatus como la mejor rapera de la última década, ha optado por hacerse omnipresente. Ya fuera con singles propios (algunos tan brillantes como ‘No Frauds’) e incontables colaboraciones de todo pelaje (en hits de Katy Perry –’Swish Swish‘ es referenciado repetidamente–, Ariana Grande y Jason Derulo, en cortes de Future, Gucci Mane o Migos), parecía una simple cuestión de tiempo que el récord arrebatado nada menos que a Aretha Franklin como la artista afroamericana con más canciones en el Billbooard Hot 100 cayera simplemente por inercia. Esa hiperactividad la ha llevado al punto de quemarse y convertirse casi en una parodia y, lo que podría ser peor, ver tambalearse su reinado con la irrupción de, sobre todo, Cardi B que, aprovechando ese momento de flaqueza, ha hecho a Onika Maraj ver cómo a su trono se tambaleaba.

Así que este ‘Queen’ –ante tamaña autoconfianza, un batacazo podría ser mortal– llegaba con más responsabilidad de la que quizá haya tenido que asumir nunca, no sólo en un plano comercial, sino también en el artístico donde, por más que acuse a Cardi –a ella, más veladamente– o Remy Ma de imitadoras, estaba obligada a dar un golpe sobre la mesa. Y lo cierto es que, pese a la sombra de improvisación (¡asegura que lo terminó pocas horas antes del lanzamiento oficial!) que ha tenido el lanzamiento en las últimas semanas, su trabajo supera incluso las mejores expectativas y ‘Queen’ es un trabajo sólido del que sale muy reforzada.

Por supuesto, parece ya inevitable que un trabajo de 19 cortes –con la adición ¡a posteriori! de ‘FEFE‘, su éxito con 6ix9ine– contenga paja, pero en este caso ni es flagrante ni desluce tanto el resultado global del álbum. Es cierto que esos tropiezos resultan insospechados, ya que coinciden con colaboraciones de relumbrón como las de The Weekend, en una ‘Thought I Knew You’ tirando a anodina, Future, en una “bajonera” ‘Sir’, o la de Swae Lee (del dúo Rae Sremmurd) en una prometedora, pero exageradamente prolongada a la postre, ‘Chun Swae’. Pero, aunque resulten en cierto modo prescindibles, incluso esos cortes contienen el suficiente interés (ya sea la oscura producción de Metro Boomin en ‘Sir’, la outro de ‘Thought I Knew You, el gancho y el primer verso de Nicki en ‘Chun Swae’…) como para que no sea fácil clicar el botón de “skip”. Los 66 minutos de ‘Queen’ divierten y no dan tanta pereza como pudiera parecer.

Esto lleva a otro hecho de ‘Queen’ que engrandece a su autora: no necesita de otros nombres de gran caché para deslumbrar. De hecho, no es baladí que los temas más brillantes de ‘Queen’ sean estrictamente los que afronta Minaj totalmente en solitario: tal es el caso del apabullante single ‘Chun Li’, con ese sorprendente espíritu old-skool («classic shit») que, aún más agudizado, se impone en la brillante ‘Barbie Dreams’ vía sample de ‘Just Playing (Dreams)’ de The Notorious B.I.G. Une tema donde se muestra intratable, incluida su divertida coda trap, con un flow de locura que extiende a las también excitantes ‘LLC’, ‘Good Form’, ‘Hard White’ (con una estupenda y tenebrosa base de Boy1da) y ‘Miami’. Como grandes excepciones a esta regla, destaca por supuesto ‘Coco Chanel’, ese despiporre neoperreo junto a Foxy Brown extendido a ‘Inspirations Outro’ (de manera tan incomprensible como imprescindible), y el gran gancho que Labrinth libera en ‘Majesty’, donde Eminem suelta el micro de manera absolutamente gloriosa con un verso de técnica alucinante (que Nicki ha etiquetado en su programa de radio como “el mejor verso rap de todos los tiempos”).

Aunque si algo caracteriza a ‘Queen’ es su buen equilibrio con temas más R&B y pop que, sin ser su gran baza, no desmerecen en casi ningún caso (‘Run & Hide’ termina siendo más un interludio que otra cosa, mientras que la melodía de ‘Come See About Me’ es bonita, pero su desarrollo parece algo perezoso). Nicki brilla en esa faceta en la sinuosa ‘Ganja Burns’ que, aunque al principio no parezca encajar del todo como apertura del disco, pronto se convierte en uno de los highlights del disco; pero también resulta eficaz como contrapunto ‘Nip Tuck’ y, sobre todo, ‘Bed’, el dueto con Ariana Grande, que crece en coherencia y poder de seducción en la secuencia.

‘Queen’ sin duda refuerza la faceta como MC de Nicki, recurriendo a su mejor flow en los cortes indicados dos párrafos atrás. Y también como letrista, dejando una buena colección de barras para el recuerdo. Sin duda se lleva la palma ‘Barbie Dreams’, que está dando muchísimo que hablar, y con toda la razón: en una retahíla totalmente hilarante, se dedica a descartar nombres del rap business como padres para sus hijos (si quisiera tenerlos), y se esmera en ridiculizar, con muchísima coña, la pericia sexual de buena parte de sus compañeros masculinos de negocio; de 50 Cent (“Intenté follar a 50 durante una hora / pero todo lo que ese negro quiere es hablar de ‘Power’ durante horas”) a Quavo (“quizá debería dejarle “autotunearme” el coño”) pasando por Young Thug (“Solía follar con Young Thug, pero no arreglo esta mierda / Le pillé en mi vestidor, robando ropa y tal”, aludiendo la llamativa portada de su disco ‘JEFFERY’), DJ Khaled (“Tuve que “cancelar” a DJ Khaled, ya no hablamos / ningún negro gordo va a decirme lo que no se come”) o, el mejor de todos, Drake (“Drake vale cien millones, siempre me está haciendo regalos / Pero no sé si el coño está mojado o si está llorando y tal”). De manera hilarante, termina encomendándose cómicamente al «lubricante».

Pero encontramos perlas similares, poco sorprendentemente dedicadas, en su mayoría, a explicar lo buena que es ella ante las demás, pero repletas de sentido del humor, sexo y de un chorro de referencias culturales dignas de estudiar. Desde ‘Ganja Burns’ (en ese primer verso donde desarma impostores con barras como “No puedes ponerte una peluca de Nicki y ser Nicki / Es como si un negro gordo se cree Biggie” o “¿Has hecho un ritmo guay y eres Kanye? / ¿Te has ligado a un Jay y ya eres ‘Yoncé?”) hasta la final ‘Coco Chanel’ (tirando con bala a Remy Ma en “Me llaman Ms. Puta, pero no fallo, zorra / (…) ¿Quién, yo? Físicamente estoy bien / ¿Quién, ella? Sabemos que se muere por dentro / Puta, no he mirado Billboard en 2017 / Tenía que dejar caer ‘Queen’ como una guillotina”). Y, pese a sus defectos, exactamente así, afilado e infalible, es como ha caído ‘Queen’, el disco más equilibrado –tanto en el sentido musical como en el lírico–, maduro y completo de Nicki Minaj. El mejor hasta el momento.

Calificación: 7,8/10
Lo mejor: ‘Chun-Li’, ‘Bed’, ‘Barbie Dreams’, ‘Ganja Burns’, ‘LLC’, ‘Majesty’
Te gustará si te gusta: Cardi B, Lil Wayne, cupcakKe
Escúchalo: Spotify

Ariana Grande niega rumores de embarazo y deja culos torcidos con su voz en un estupendo Carpool Karaoke

8

Casualmente (#no) a unas horas antes de que se publique el esperadísimo ‘Sweetener’, cuarto trabajo discográfico de Ariana Grande, se ha emitido y subido a Youtube el Carpool Karaoke que la joven diva del pop grabó días atrás con el presentador televisivo y actor James Corden, con el que esta misma semana reinterpretó un ‘Titanic’ sui generis. Y, si bien el formato venía estando de cierta capa caída, el show de ambos es uno de los mejores de este espacio del late-night del británico, recordando por qué es tan popular y por qué Apple Music apostó por el formato para sus propios contenidos de televisión.

Grande se sube al recurrente gran utilitario blanco de Corden para pasear por Los Ángeles. Por supuesto cantan varias canciones de Ariana, incluidos hits pasados como ‘Dangerous Woman’, ‘Side to Side’ y los estupendos singles de su nuevo álbum ‘No Tears Left to Cry’ y ‘God is a Woman’. Incluso ahí, en un coche, Grande muestra hasta qué punto es una de las mejores cantantes de su generación, con unos gorgoritos verdaderamente alucinantes y con mucho sentido, dejando seguro a muchos con el culo torcido.

Entre lo más jugoso de su conversación, al margen de lo “rarita” que dice ser (pone como ejemplo que eligió la película ‘Tiburón’ como temática para su 2º cumpleaños), Grande se queja de lo pesado que le parecen los constantes rumores de embarazo que la persiguen. “La gente me quiere embarazada”, dice, pero niega que sea así o que esté entre sus planes de futuro. Precisamente, tras explicar que uno de esos rumores surgió cuando fue llevada «a caballito» por su manager a causa de sus tacones, lo mejor del gag es cuando ambos entran a una cafetería y Corden se ofrece a subirla a sus lomos hasta el local. “Hola, Soy Ariana Grande. Debo ser transportada”, dice de manera hilarante a los dependientes del establecimiento al entrar, antes de pedir un café tamaño “grande” (sic). Puedes verlo completo justo aquí.

La canción del día: Cat Power y Lana del Rey esgrimen la palabra como «arma de mujer» en ‘Woman’

7

Nadie, ni los fans de Cat Power ni los de Lana del Rey, dirá que no tenía un punto de sorpresa que la primera ejerciera de telonera de la segunda en su reciente gira europea. Al fin y al cabo, no es tan frecuente ver a una artista de cierta veteranía como Chan Marshall –que aunque comenzara en el underground dio un notable salto de popularidad con la publicación de su último álbum ‘Sun’– teloneando a una artista más joven y más orientada al pop, aunque con sus rincones oscuros. Por no hablar de que sus estilos, aunque puedan tener algún punto de conexión puntual en el empleo del blues, disten considerablemente.

Pero el hecho es que así fue, como comprobamos en el Madrid y Barcelona el pasado mes de abril, y que su conexión es mayor que una mera relación circunstancial de esta gira, puesto que ‘Woman’, el single principal del nuevo disco de Marshall, incluye una colaboración de Lana. La canción se ha dado a conocer con un vídeo en el que no aparece la autora de ‘Born To Die’ pero en la que sí escuchamos su voz haciendo discretos (pero reconocibles) coros a Chan, en este medio tiempo que nos remite a la Cat Power más cantautora. Desde luego, está lejos de la “modernización” de singles recientes como ‘Manhattan’, ‘Sun’ o ‘Cherokee’.

Al contrario, Cat Power se sirve de una instrumentación clásica para cantar en su perfil más reconocible a su condición de mujer cuya mejor arma en un mundo de hombres en el que siempre deben estar alerta es la palabra. Así lo manifiesta en ese estribillo –la única parte de la estructura en la que la canción se agita y toma consistencia– en el que ambas artistas cantan al unísono: “soy una mujer de palabra, ¿no lo sabías? La palabra es lo único que siempre he necesitado / Lo único que de verdad necesito / Mujer, mujer, mujer…” En su clip no aparece Lana pero, como no podía ser de otra forma, Marshall interpreta el tema en distintos escenarios rodeada de un grupo integrado únicamente por mujeres.

‘Woman’ es el single principal de ‘Wanderer’, nuevo álbum que lanza el 5 de octubre, seis años después del citado ‘Sun’. Un periodo en el que, entre otras cosas, Chan ha sido madre de un niño. Cat Power presentará en España este disco los días 1 (sala Razzmatazz de Barcelona) y 2 de noviembre (Teatro Circo Price de Madrid).

Muere la actriz Marisa Porcel, la popular Pepa de “Pepa y Avelino” en ‘Escenas de matrimonio’

1

En la medianoche de este jueves se conocía la noticia del fallecimiento de la actriz Marisa Porcel a los 74 años. Nacida en Tarazona (Zaragoza), Porcel gozó de gran popularidad en los últimos años de su vida gracias al personaje de Pepa, la esposa ácida y desencantada del longevo matrimonio de ficción “Pepa y Avelino” (encarnado por el actor Pepe Ruiz) que fue recurrente en diversas producciones de José Luis Moreno, como los sketches “Matrimoniadas” en ‘Noche de fiesta’ y, más tarde, con su propio programa diario en Telecinco, ‘Escenas de matrimonio’. Compañeros de reparto de esta serie como David Muro o Soledad Mallol (Las Virtudes) han lamentado la pérdida de Marisa en Twitter.

Sin embargo, el rostro de Porcel era conocido por más que encarnar a Pepa. Su trabajo en las últimas décadas se centró en televisión, participando como secundaria en numerosas series de éxito como ‘La que se avecina’, ‘Farmacia de guardia’ o ‘Los ladrones van a la oficina’. Y años antes, tuvo papeles en programas míticos de la televisión nacional como ‘Curro Jiménez’ o ‘Historias para no dormir’.

Precisamente Chicho Ibáñez Serrador contó también con ella en ‘Quién quiere matar a un niño’, una de las películas de terror más rompedoras de nuestro cine. Otras películas destacadas dela filmografía de Marisa Porcel son ‘La prima Angélica’, ‘Ana y los lobos’ y ‘El jardín de las delicias’, todas ellas a las órdenes de Carlos Saura. También dedicó buena parte de su carrera al teatro.

La canción del día: Alex Anwandter aúna compromiso LGTBI+ y baile en ‘Locura’

2

El chileno Alex Anwandter acaba de anunciar su regreso discográfico tras ‘Amiga’, el álbum que publicó en 2016 y que, gracias a canciones fabulosas como ‘Siempre es viernes en mi corazón‘ –por cuyo vídeo optó a un Grammy Latino en 2016–, ‘Cordillera‘ o ‘Intentarlo todo de nuevo’, le terminó de aupar como en una de las figuras más importantes del pop latinoamericano tras su paso por los seminales Teleradio Donoso.

El que fuera conocido también bajo el sobrenombre de OdiseA y por su dúo con Gepe, Alex & Daniel, anuncia ahora ‘Latinoamericana’, un álbum que se publica el día 12 de octubre en todo el mundo. Un nombre que pone el acento al folclore como fuente de inspiración (habla de «folk» y «un sabor de «world music» y «música brasileña» –de donde provenía su padre–), aunque sin perder la contemporaneidad y el carácter bailable y hedonista. Así lo muestra en el arrebatador ‘Locura’, un primer adelanto que, tras estrenarse en la edición norteamericana de Rolling Stone, podemos escuchar.

En ‘Locura’, como una marca de la casa, se contrapone un irresistible ritmo de funk noventero y majestuosos arreglos de cuerda con una letra que comienza diciendo «¡Eh, mamá! Me quiero matar / El mundo se va a la mierda y no he hecho nada», mostrando que, como ocurría en ‘Amiga’, partirá de lo personal y del hedonismo para proyectarse a un espectro político y social, con especial dedicación a la comunidad LGTBI+, aún muy maltratada en la América Latina.

«‘Latinoamericana’ es un ciclo de canciones que explora el género, la sexualidad y la identidad de Latinx en los tiempos oscuros, donde, se ha hecho evidente, el arco del universo moral no parece inclinarse hacia la justicia. (…) Sin embargo, se niega a alinearse con la agresividad masculina al cantar la canción como mujer». Se refiere, evidentemente, a ese estribillo en el que vocaliza, de forma algo ambigua, el magnético «me siento tan loca» que marca el leitmotiv de ‘Latinoamericana’: «que también sea un álbum queer, femenino y político solo me hace sentirme más orgulloso», dice Anwandter en su nota de prensa.

Sevdaliza / The Calling

5

Títulos de canciones como ‘Human Nature’, ‘The Language of Limbo’, ‘Soul Syncable’, ‘Hear My Pain Heal’, letras como “We belong to the stars / guardian angels, float with us”, “the hero returns in the heart / after she’s learned how to love herself / in both heaven or hell”, “days float by / observant / conscience calls”… podéis imaginar que lo superficial no está muy presente en Sevda Alizadeh, que no es que sea el tipo de persona interesada en ponérselo fácil al oyente para conseguir números uno. De hecho, la música para ella es mucho más: comenta que sus amigos solían llamarla “nómada”, pero que, cuando comenzó a crear música, encontró un hogar espiritual en sus canciones y en su estudio. Otra anécdota que ayuda a conocer ese halo místico suyo es aquel momento en que un catedrático de música le preguntó por la intención con los matices persas que había en su música (ella nació en Irán), y Sevdaliza dijo que no era consciente de eso, pero que seguramente habría fluido dentro de ella. Y es que la cantante, que llegó a Holanda con 5 años en calidad de refugiada política, siempre ha tenido una relación especial con la música: aunque cursó estudios de periodismo y de dedicarse profesionalmente al baloncesto (!), finalmente se decantó por las canciones.

En esto influyó su descubrimiento de The Notorious B.I.G. a su llegada a Holanda, pero sobre todo el CD ‘The Velvet Rope’ de Janet Jackson, que se compró con 16 y que, según cuenta, le permitió conocerse sexualmente. Pero Sevdaliza, que habla cinco idiomas (por si no fuese ya lo suficientemente interesante), no se limita al R&B en su música, siendo ésta una mezcla de ese estilo con sus influencias persas, con trip-hop, y hasta toques de jazz, ambient, momentos más pop (en este álbum es el caso de ‘Observer’) o hasta industrial. Desde 2014 ha ido lanzando EPs (‘The Suspended Kid’ y ‘Children of Silk’), un álbum de estudio (‘ISON‘) y hasta un corto (‘The Formula’), entre otras colaboraciones con el artista Emmanuel Adjei y distintos proyectos audiovisuales (aspecto que ella cuida al milímetro). ‘The Calling’ es su primer EP tras su debut, y supone un paso continuista con respecto a éste, contando de nuevo con su amigo Mucky en la producción, y Mihai Puscoiu en los arreglos de cuerdas.

La fusión de estilos alcanza su cumbre en ‘Human Nature‘, la gran joya del disco, cuyo comienzo no puede ser más Massive Attack (clavadito al de ‘Teardrop’, de hecho), sumándose el punto industrial, la cadencia r&b y un uso del autotune que callaría la boca hasta al más escéptico con dicho procesador, que aquí es usado para resaltar el proceso de ascensión celestial que la holandesa va narrando. Otros puntos fuertes del EP son la mezcla entre lo tribal, lo sensual y lo cibernético (ya hemos dicho que a esta mujer le van los cócteles imposibles) de ‘Voodoov‘, la puerta de entrada a su mundo/su disco que supone ‘Soul Syncable‘, el r&b metálico especialmente presente en ‘5d’, o el lamento en la preciosa letra de ‘Energ1‘ (“I never met you / I’ll never forget you / I never met the kind of heart / that loves without tearing apart”). La cantante se ocupa de tener en este EP dos formas distintas de descubrir su música a alguien que no la conozca, consciente de que no su música no es especialmente inmediata; así, si quieres empezar por la más accesible, tienes ‘Observer’… y, si quieres empezar flipando, tienes ‘Human Nature’. El arte de Sevdaliza es recomendable por muchos motivos, pero quizás uno muy bueno sea que no hay nadie haciendo lo que ella está haciendo.

Calificación: 8/10
Lo mejor: ‘Human Nature’, ‘Energ1’, ‘Voodoov’
Te gustará si te gusta: Portishead, FKA Twigs, Arca, Massive Attack, Alt-J, SZA, Janet Jackson, Flume, The Weeknd, la Sia de ‘Healing is difficult’… y, por qué no, la Madonna de ‘Ray of Light’. Todo esto a la vez. Y funcionando.
Escúchalo: Spotify

Álvaro Muñoz (Tarik y la Fábrica de Colores): «Summer Spree me ha devuelto la ilusión por la música»

2

Hace unas semanas el cordobés Álvaro Muñoz lanzaba el primer largo de Summer Spree, ‘Sub Lumine‘. Un proyecto muy especial y alejado de viejos alias como Tarik y la Fábrica de Colores o Rufus T, que le hicieron ser uno de los artistas nacionales más prominentes de la pasada década (aunque su bagaje comenzaba en los 90). Bajo este nuevo álter ego, Muñoz esculpe una nueva personalidad, aparentemente ensimismada en el recuerdo de los veranos de los años 80. Pero, lejos de la nostalgia dulcificada, se presenta esquivo, con canciones preciosas pero con un punto siniestro y ácido, bien sea en la música o en sus letras.

Sobre todo ello hablábamos en esta entrevista vía mail en la que Álvaro no sólo detalla el espíritu tras Summer Spree y ‘Sub Lumine’ sino que nos da una visión muy sagaz y algo desencantada del panorama musical español, la industria, la ortodoxia indie, la nostalgia musical, además de recordar aquellos otros proyectos que le hicieron crecer, dejándonos una verdadera colección de titulares memorables.

¿Por qué Summer Spree? ¿Qué es, como concepto?
En mi imaginario particular, surge de la percepción del verano como un lapso de ensoñación casi lisérgica, que es lo que a mí me provocan el calor y la costa. En lo musical, es un desafío, una tabula rasa, intentar olvidar lo que he aprendido en mi carrera como músico y productor para recuperar la excitación por la música.

¿’Sub Lumine’ pretende capturar más lo que te representa ahora musicalmente o un episodio vital concreto? A mí me recuerda a los veranos de mi niñez de forma muy vívida… a las canciones italianas, a las noches en el Levante o la Costa del Sol, a los 80…
Por lo general, el repertorio de ‘Sub Lumine’ tiene un aire evocador, fundamentalmente por los guiños a conceptos como los que mencionas. Pero no quería que fuera como una fotocopia de una foto antigua, sino una reinterpretación de esas imágenes con una textura más desdibujada, como ese recurso cinematográfico de difuminar las escenas que aluden a recuerdos o sueños. La reverb generosa en las pistas de voz busca ese efecto. En términos estrictamente musicales, casi todas las canciones están compuestas con el piano, a diferencia de la práctica totalidad del repertorio de Tarik y la Fábrica de Colores, que está basado en las guitarras.

«El primer disco de Madonna, por ejemplo, supone un punto de inflexión en la música pop, un hito que marca el comienzo de algo extraordinario en la historia de la música»

¿Crees que, en cierta medida, se ha idealizado demasiado esa época, que también estaba llena de sombras? ¿O realmente estamos peor que entonces? Por las opiniones tuyas que leo, no te pega nada ser un nostálgico, y sin embargo estas canciones dirían que lo eres…
Por supuesto que se ha idealizado, como se han idealizado los 60, los 70… La Movida, por ejemplo. Uf, qué pesadez y qué futilidad de abuelo Cebolleta. De los 80 hay cosas que ahora resultan cómicas, vacías o grotescas. Otras son artísticamente interesantes y otras, tremendamente geniales e innovadoras. El primer disco de Madonna, por ejemplo, supone un punto de inflexión en la música pop, un hito que marca el comienzo de algo extraordinario en la historia de la música y su tecnología, en los métodos de producción. Y ahí están ‘Dirty Mind’ o ‘Controversy’, de Prince, y la segunda oleada de British Invasion que vino en aquella década, el último suspiro de la industria británica, pero cargado de hitos. En cuanto a la nostalgia, tienes razón, no soy nada nostálgico. Me entusiasma descubrir cosas nuevas, rebuscar entre las nuevas electrónicas, el vaporwave, future funk, PC music… Y, si te fijas, vaporwave y future funk miran constantemente a los 80, aunque sea con frivolidad o con un punto de ironía estética. Para mí, escuchar esa música es como redescubrir los 80, pero unos 80 de segunda mano. En fin, a Prince lo comparaban con Jimi Hendrix o Sly Stone, a Iggy Pop se le encendió la inspiración con Jim Morrison, a Primal Scream se les veía como los Stones de los 90… Ahora, se asocia a SOPHIE con Björk. Todo el suelo que pisamos son sedimentos de otras épocas, siempre ha sido así.

«Olvidarse o avergonzarse de que uno ha sido joven es una ofensa a la naturaleza, como también lo es refugiarse permanentemente en la nostalgia»

En varios cortes del disco, en las letras, pareces marcar muy claramente el salto generacional. El más claro ejemplo es ‘Jóvenes’, pero también lo percibo en ‘Después de esto’. ¿Es una renuncia expresa a acercarte a una nueva generación?
No, no, al contrario: me apasiona tomar el pulso a las nuevas generaciones, entender sus inquietudes, sus filias y sus fobias, encontrar conexiones con mis vivencias cuando tenía su edad. ‘Jóvenes’, en realidad, es una canción que expresa admiración por la juventud, por la adolescencia, pero desde una madurez (una experiencia) discreta y observadora. El concepto de madurez contiene, de alguna forma, el de juventud. Olvidarse o avergonzarse de que uno ha sido joven es una ofensa a la naturaleza, como también lo es refugiarse permanentemente en la nostalgia. La línea que dice «Recuerdos de lo que tiene que pasaros» creo que define muy bien el significado de esa canción. En cuanto a ‘Después de esto’, la escribí como consecuencia de haber visto un vídeo en el que Bowie sale en el programa de Dick Cavett, televisión americana, 1974, cantando ‘Young Americans’. Aunque consumido por la cocaína, más cerca de la muerte que nunca, Bowie se marca una de las interpretaciones más sobrecogedoras que recuerdo. ¡Y con Luther Vandross en los coros! Emocionado, se lo mandé a mi amiga Ana Naranjo (a.k.a. Linda Mirada), quien me dijo una de las frases de la década: «Después de esto, odio a todo el mundo». De ahí lo de «Ni la revelación de cada dos por tres / Ni todos vuestros indies juntos / Esa es la realidad, todo me suena mal / Y ahora odio a todo el mundo».

«Yo no me decido a sacar un disco hasta que no estoy seguro de que la música que contiene se pueda escuchar dentro de 10 o 20 años sin que parezca sólo un producto encorsetado en una tendencia»

Leo críticas de este disco en las que se referencia a la estética vaporwave, y percibo elementos comunes con proyectos que parecen funcionar entre los chavales de hoy, como Baywaves, Soledad Vélez… ¿Por qué crees que los 80 siguen fascinando y funcionando como elemento novedoso, pese a lo manido de esa estética?
Bueno, son modas. A principios de los 2000 encajó bien la estética 60s en la escena indie. Ahora son los 80, e incluso se empiezan a reivindicar los 90 desde algunos sectores, que a mí me parece una década cargante en casi todo. Lo que hacen Baywaves y lo último de Soledad Vélez me parece bueno y muy necesario. Los dos LPs de Linda Mirada, con muchos guiños a los 80, son, en mi opinión, dos de los mejores discos de la historia del pop español, y lo digo con la mano en el corazón. En general, si tienes algo musicalmente interesante que ofrecer, la dirección que des a la producción no deja de ser algo secundario, a no ser que des más importancia al envoltorio porque no hay buena música dentro. Pero, en ese caso, el producto viene con fecha de caducidad. Yo no me decido a sacar un disco hasta que no estoy seguro de que la música que contiene se pueda escuchar dentro de 10 o 20 años sin que parezca sólo un producto encorsetado en una tendencia. Puedo equivocarme o no, pero siempre parto de esa premisa, porque quiero que la gente disfrute siempre de mis canciones. Y también, porque me causa una tristeza increíble estar deleitándome con un disco en un momento de mi vida y decepcionarme 10 años después cuando lo vuelvo a escuchar. Un buen disco tiene que acompañarte siempre. Y qué barata es la música, por cierto: si estás seguro de que un disco te gusta, pagar 8, 10 o 25 euros por algo que te va a alegrar la vida no es nada.

Mi canción favorita del disco es ‘La hora más fría’, que me remite a las grandes canciones de los 70. Curiosamente, desde un punto de vista estético y formal, parece estar alejada del resto del disco. ¿Qué es lo que la liga a Summer Spree?
La escribí para el repertorio de ‘Sub Lumine’, estaba en el lote desde el principio. Es verdad que el sonido es significativamente diferente al resto del disco, y eso es porque durante la mezcla me di cuenta de que encajaba mejor en un tratamiento más «acústico» y con una voz más presente, sin reverb. Tiene un aire íntimo, la letra está escrita como una carta personal y desnuda de retórica, así que había que darle también ese carácter al sonido, como si todo saliera de la habitación desde la que se escribe la carta. No tuve ningún problema en que fuera la nota díscola de ‘Sub Lumine’.

«Ofrecí ‘Sub Lumine’ a un par de sellos con la misma apatía con la que sus responsables me dijeron lo de «un café para hablar un día que nos venga bien a los dos, a ver si lo cuadramos»»

Has gestionado tú este lanzamiento de manera casi artesanal, ¿no es así? Pero no puedo creer que no haya habido ningún sello interesado en este material. ¿Lo intentaste o lo descartaste? Igual me equivoco, pero en ‘Ya te llamo yo’ percibo que retratas –no sin cierto humor– tu relación con algunos aspectos de la industria musical.
Ofrecí ‘Sub Lumine’ a un par de sellos con la misma apatía con la que sus responsables me dijeron lo de «un café para hablar un día que nos venga bien a los dos, a ver si lo cuadramos». ¡Juas! Qué pereza. Soy serio y legal, me apasiona la música, tengo un nombre en la escena musical española que me he ganado con mi trabajo. Estoy abierto a ofertas, pero a ofertas de verdad. A compromiso y dedicación no me gana nadie, y he tenido muy buena relación con los sellos que me han publicado hasta ahora. Si a alguien le interesa de verdad hablar de negocios a propósito de mi trabajo, soy todo oídos. En realidad, la idea que tengo desde el principio para Summer Spree es muy oscura, muy underground, casi clandestina. Es lógico que, de primeras, eche para atrás a los que piensan en los euros. Para los conciertos, me gustaría congregar a gente en sitios secretos, inusuales, o incluso ilegales. El sótano de una peluquería, un garaje al que se acceda dando una contraseña… Quiero que el público tenga la sensación de estar pagando por algo irrepetible, de estar formando parte de una comunidad que nos une de verdad, esa es la finalidad de Summer Spree. Me he cansado de ir a conciertos donde una mitad del público está hablando a voces y la otra mitad grabando con el móvil. Es muy triste quedarse en el concepto de música como mero entretenimiento, la música tiene que emocionar.

«En España, el faro de lo alternativo, lo arriesgado, lo transgresor es, con todos mis respetos, grupos indies de barbudos con camisas de cuadros. La fórmula, al parecer, es que te puedan poner en Radio 3 y también en el programa ese de Carles Francino en la SER»

¿Es particularmente duro autoeditarse? Hubo un momento en que parecía el camino a seguir incluso para artistas superventas, pero poco a poco parece que la maquinaria de la industria ha reconducido la situación, los sellos (las major y también los indies) se han puesto las pilas y ahora vuelve a ser el camino más razonable para difundir una obra. ¿Cómo lo percibes tú?
Lo que ocurre es que, en un mercado como el español, débil, endogámico y cerrado a la exportación, artistas y sellos discográficos sabemos que, por lo general, en un año de recorrido de un disco vas a vender 0 en tiendas físicas, 5 en la tienda online y 150 en conciertos si te prodigas mucho en tocar en directo y tienes cierto poder de convocatoria. Es triste, pero es la realidad. Así que no les hables a los del sello discográfico de proyectos «oscuros, muy underground y casi clandestinos», porque ellos tienen que dar de comer a sus hijos. Aquí serían inviables propuestas como, por citar un par de ejemplos, las de los canadienses Sean Nicholas Savage o Chevalier Avant Garde, porque en España, el faro de lo alternativo, lo arriesgado, lo transgresor es, con todos mis respetos, grupos indies de barbudos con camisas de cuadros. La fórmula, al parecer, es que te puedan poner en Radio 3 y también en el programa ese de Carles Francino en la SER.

«Personalmente, a falta de ofertas concretas, prefiero que el dinero de las ventas de ‘Sub Lumine’ pase directamente a mi cuenta bancaria»

Así que la pregunta es: ¿Avanzamos? La industria musical canadiense, por seguir con ese ejemplo, está tan bien establecida que hace posible que un artista del catálogo de una discográfica independiente esté de gira todo el año por USA, UK, Europa y Asia. Y no estoy hablando de mainstream, sino de artistas con discos grabados en un dormitorio con Garage Band. Personalmente, a falta de ofertas concretas, prefiero que el dinero de las ventas de ‘Sub Lumine’ pase directamente a mi cuenta bancaria. Mis discos los distribuye y administra TuneCore en plataformas digitales, y ese es el trato: tanto vendo, tanto gano, y yo les pago a ellos una cuota fija anual. También se puede comprar ‘Sub Lumine’ en formato CD, vía importación, a través de Amazon USA. Un trato muy razonable y muy acorde con los tiempos que vivimos. Si hay que nadar en la austeridad, mejor eso que coger el teléfono para pedir royalties a la discográfica y que te digan que les debes dinero. Si alguien tiene algo mejor que ofrecerme, siempre estoy dispuesto a escuchar ofertas, faltaría más. De momento, es conmovedor consultar las estadísticas de mis publicaciones que me manda TuneCore y comprobar que un día, alguien de Bilbao ha comprado tu disco, otro día, alguien de Wichita, y otro, alguien de Madrid. A veces recibes un email del comprador, lo que te permite mandarle un abrazo y darle la bienvenida a la comunidad de Summer Spree, y eso es algo muy hermoso.

«En todos los años que llevo dedicándome a la música, si algo me ha quedado claro es que la democracia no funciona (…). Así que ahora, en Summer Spree soy yo mi propio dictador»

En un instante en el que el culto a la personalidad y el narcisismo está en cotas altísimas, resulta chocante que hayas decidido ir cambiando de proyecto y siempre escondiéndote bajo un alias. ¿No crees que en parte renuncias a que se reconozca tu trabajo?
Bueno, puede resultar paradójico que, teniendo ya un nombre rodado como Tarik y la Fábrica de Colores, decida publicar trabajos con otros nombres. Pero, en realidad, bajo cada alias hay una intención musical diferente. Decidí dar carpetazo a Tarik y la Fábrica de Colores porque sentía que no podía estirar más ese proyecto; Rufus T estaba concebido con carácter temporal para dar salida a rarezas de mi repertorio; y Summer Spree me ha devuelto la ilusión por la música, así que está aquí para quedarse. En realidad, los tres proyectos son muy personales, pero Summer Spree está alejado del embrollo de tocar en bandas y lo controlo yo absolutamente todo. En todos los años que llevo dedicándome a la música, si algo me ha quedado claro es que la democracia no funciona en el trabajo en grupo. Tiene que haber un director indiscutible y los demás deben aceptar un papel subordinado, si no, no funciona. Pero hay egos, y tarde o temprano eso crea problemas. Pregunta a cualquier miembro de cualquier banda y el 99% te dirán que tienen su propio proyecto personal, aunque sólo sea en mente. Y el 80% te dirán también que son productores, aunque nunca hayan producido nada. Es normal, nadie quiere quedarse en el papel de subalterno. Tienen a sus parejas, a sus familiares mirándoles. Tarde o temprano, alguien les reprochará que la cámara no les sacó suficientes planos cuando grabaron los Conciertos de Radio 3. Pero, por el bien del proyecto, hay que aceptar la figura del líder, que es quien dirige. Así que ahora, en Summer Spree soy yo mi propio dictador.

Quiero entender que el hecho de cambiar de proyecto es porque tus canciones te lo piden, un poco de la misma manera que Stephin Merritt decide hacer un disco de The Magnetic Fields o The Gothic Archies y Lawrence decide hacer un disco como Denim o Go-Kart Mozart. ¿Van por ahí los tiros?
Exacto. Y si no lo piden las canciones, al menos sí la dirección que quiero darles.

«A mí el rock, como concepto, no me gusta. Me parece un género muy conservador y muy misógino, al menos en España»

Para mí ‘El hueso y la carne’ fue un disco superimportante a nivel personal, me fue ganando poco a poco y se me hizo imprescindible. ¿Por qué diste por zanjado –o eso se sobrentiende– ese proyecto? ¿Te has planteado volver a hacer canciones para Tarik o ya no te interesa ese perfil más rockero?
Gracias, Raúl. Me alegra que te guste ese disco. Creo que podría adaptar cualquier canción mía a un sonido más guitarrero o más electrónico. Al fin y al cabo, estamos hablando de pop, que es un concepto muy versátil. Yo creo que Tarik y la Fábrica de Colores, aún teniendo a veces guitarras muy brutas, nunca fue un grupo de rock. Eso quiero pensar. A mí el rock, como concepto, no me gusta. Me parece un género muy conservador y muy misógino, al menos en España. Los rockeros son muy tradicionalistas con sus marcas de guitarras, de amplificadores… Por lo general, es un sector muy patriarcal y suelen tener prejuicios con la orientación sexual de las personas. Ser músico en activo es como ser feriante, como tener un pequeño circo. Vas en furgoneta por los rincones de España, comes en bares de carretera, duermes en hoteles reguleros e incluso en hostales… Si, encima, caes del lado rudo, estás empeorándolo. Para sobrevivir, el rock debería cambiar en muchos aspectos y liberarse de muchos prejuicios. Sería maravilloso.

¿Y qué fue de Rufus T? Visto hoy, quizá no llegó en un momento propicio, pero hay canciones como ‘Mandy’, tan Bowie, que siguen siendo preciosas.
Bueno, Rufus T no fue concebido con carácter permanente, sino como un proyecto temporal para justificar un repertorio que, por diversas razones, no había tenido cabida en Tarik y la Fábrica de Colores. ‘Mandy’, por ejemplo, no entró en El Hueso y la Carne porque estaba en inglés. Creo que es una de mis mejores canciones.

«[Sobre la coincidencia del nombre con Rufus T. Firefly] No me jodió, para nada. Fue una casualidad graciosa»

Por cierto, no quiero dejar de preguntarte por el hecho de que casi a la vez surgieran Rufus T. Firefly, que al menos a mí me llevó a alguna confusión, por entonces. ¿Te jodió un poco? A ellos ahora les va muy bien con unas canciones bien retro, a lo Tame Impala…
No, no me jodió, para nada. Fue una casualidad graciosa. Una vez recibí de uno de sus integrantes un email o un mensaje a través de las redes sociales, no recuerdo muy bien, comentándome la coincidencia. Me pareció muy majo. Es verdad que hubo gente que se hizo un poco un lío y me comentaba que habían escuchado el disco de Rufus T, cuando, en realidad, habían escuchado el de Rufus T. Firefly, así que probablemente esa circunstancia se diera también a la inversa. Lo que sí me jodió fue el burofax que recibí una vez de una discográfica de Barcelona cuyos responsables habían tenido la feliz idea de llamar a su sello, fíjate, La Fábrica de Colores, como una década después de que yo hubiera empezado a usar ese nombre para mi proyecto y publicar discos con él. Me amenazaban con tomar medidas legales si no dejaba de usarlo o si no les pagaba no sé qué no sé cuántos. La desfachatez, amigo mío, no conoce fronteras. Por entonces, tenía en casa una trituradora de papel. Muy práctica, la compré en Lidl. Me pregunto adónde habrían llegado los pedacitos de aquel burofax. Es bonito pensar que, en una planta de reciclaje, lo convirtieran de nuevo en papel. Quién sabe, quizá sus átomos conformen ahora una invitación de boda, una postal de Fuengirola… O, quizá, una nota de prensa de Summer Spree. ¿Por qué no? El mundo es un cúmulo de bellas casualidades.

Iron & Wine avanza nuevo EP con su bonito tema dedicado a Texas, ‘Waves of Galveston’

1

Iron & Wine vive un dulce momento profesional tras el lanzamiento de su último disco, ‘Beast Epic‘, que produjo una de sus canciones más populares, ‘Call it Dreaming’, e incluso fue nominado a un Grammy.

Publicado hace casi un año, el 25 de agosto de 2017, ‘Beast Epic’ fue el primer álbum en solitario de Iron & Wine en cuatro años (antes lanzó ‘Sing into My Mouth’, un álbum junto a Ben Bridwell de Band of Horses), todo una eternidad durante la que por supuesto el cantautor compuso un buen montón de canciones, algunas de las cuales dejó guardadas en un cajón.

Por suerte para sus fans, Iron & Wine publicará algunas de estas canciones inéditas en un nuevo EP, ‘Weed Garden’ (gran título), el próximo 31 de agosto. Dos de ellas ya pueden escucharse. ‘What Hurts Worse’ salió hace unas semanas, es bastante bonita, y hoy es el turno de escuchar ‘Waves of Galveston’, que Beam lleva años interpretando en directo y cuenta con un precioso estribillo. Beam la estrenó hace cinco años, en 2013, en el proyecto ‘State Songs’ de The A.V. Club, en el que músicos dedicaban canciones a su estado de origen. Beam presentó este tema dedicado a Texas, pero no lo había grabado hasta ahora, cuando puede escucharse en todo su esplendor.

The Big Moon, Belako, Carmen Boza, Soledad Vélez… en el cartel de Empower Music Fest, que busca un festival más equitativo

1

Del 31 de agosto al 1 de septiembre se celebra en el parque de La Pollina, en Fuenlabrada, el Empower Music Fest, un festival en el que participarán 12 bandas compuestas por al menos un 50% de mujeres.

Encabezan el cartel de Empower Music Fest The Big Moon, Belako, Carmen Boza, Soledad Vélez, Joana Serrat y Mourn. A estas bandas se suman Yawners, Jump to the Moon, Melenas y The Crab Apples. Y procedentes del Concurso Lanzadera y el programa de Incubadora de bandas, Patio Rosemary y Hércules de Copenhague completan la programación del festival.

Empower Music Fest oferta hoy 1.000 nuevos abonos gratuitos, sumándose a los 3.000 que ofertó a mediados de junio y que se agotaron en apenas diez días.

La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Fuenlabrada es la responsable de la organización del evento, que sirve como colofón al programa integral de empoderamiento de mujeres en la música Empower Music. Toda la información sobre Empower Music Fest está disponible en su página web.

Travis Scott, número uno de álbumes en streaming en España con ‘Astroworld’

7

Mientras el segmento de población de España que va a las tiendas de discos a comprar discos sigue comprando ‘Prometo‘ de Pablo Alborán (esta semana número uno en la lista de álbumes estándar), el que escucha música a través de las plataformas de streaming se decanta por el hip-hop y es gracias a él que Travis Scott es, de manera inaudita, número uno en nuestro país con su nuevo disco, ‘Astroworld’.

La segunda y última entrada en la tabla de álbumes en streaming es Yung Beef, que entra en el número 15 con ‘El Plugg‘. La nueva mixtape del trapero granadino ha llegado con su autor envuelto en polémica tras su “beef” con C. Tangana y la cancelación de su concierto en el festival O Marisquiño por agresión a un espectador; festival de triste actualidad esta semana tras caerse durante su celebración un puente que ha dejado cientos de heridos, varios de ellos graves.

La tabla de álbumes estándar no registra entrada nueva alguna, si bien sí presenta varias re-entradas, la más alta de ellas ‘Off the Wall’ de Michael Jackson (41). También vuelven a la tabla ‘Songs of Experience’ de U2 (52), ‘Blackstar’ de David Bowie (58), ‘Eason’ de Izaro (66), ’45 cerebros y un corazón’ de Maria Arnal i Marcel Bagès (74), ‘Prequelle’ de Ghost (75), ‘Nos volveremos a ver’ de La Raíz (80), ‘No puedo vivir sin ti’ de OT2017 (85), ‘Red Pill Blues’ de Maroon 5 (86), ‘Ara sóm gegants’ de Joan Dausà (88), ‘Lemonade’ de Beyoncé (92) y ‘Diabulus en Opera’ de Mago de Oz (99).

‘Campeones’, ‘Handia’ y ‘Todos lo saben’, las películas españolas pre-seleccionadas para los Oscar 2019

4

Este medio día se han revelado las tres películas españolas que competirán por representar a España en los Oscar en la categoría de Mejor película de habla no inglesa. Son ‘Campeones’ de Javier Fesser, ‘Handia‘ de Jon Garaño y Aitor Arregui y ‘Todos lo saben’ de Asghar Farhadi las películas pre-seleccionadas de entre un total de 43 largos, escogidos en un periodo de elegibilidad que ha ido del 1 octubre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018.

Son tres películas muy diferentes. ‘Campeones’ es una comedia dramática protagonizada por Marco, un jugador de baloncesto que, tras perder su trabajo y sufrir un accidente de tráfico, debe encargarse de entrenar a un equipo de personas con discapacidad intelectual; rodada en euskera, ‘Handia’ cuenta la historia de un hombre, Martín, y Joaquín, su hijo gigante tras la Primera Guerra Carlista; y ‘Todos lo saben’, protagonizada por Penélope Cruz y Javier Bardem, es una historia familiar marcada por unos dramáticos imprevistos, y situada entre Buenos Aires y España.

El 6 de septiembre se anunciará cuál de estas películas tendrá la oportunidad de aspirar a una nominación al Oscar en la mencionada categoría, que otrora ganaran directores españoles como José Luis Garci (‘Volver a empezar’), Fernando Trueba (‘Belle époque) o Pedro Almodóvar (‘Todo sobre mi madre’). La 91ª edición de los Oscar se celebrará el próximo 24 de febrero de 2019.

‘Cuando te besé’ y ‘Echa pa aca’, únicas entradas en la lista de singles española

3

La lista de singles española sigue coronada, por segunda semana consecutiva, por ‘Teléfono’ de Aitana, y se mantienen en la misma posición también los siguientes tres puestos, protagonizados, en este orden, por ‘Vaina loca’ de Ozuna y Manuel Turizo, ‘Sin pijama’ de Becky G y Natti Natasha y ‘Ni la hora’ de Ana Guerra y Juan Magán. Subiendo una posición, vuelve al top 5 Lola Indigo con ‘Ya no quiero ná’.

La únicas entradas en la tabla son, en el número 41, ‘Cuando te besé’ de Becky G y Paulo Londra, y en el número 94, ‘Echa pa acá’ de Pitbull con Juan Magán, Rich the Kid y RJ Word.

Os recordamos que Becky G está a punto de publicar single con C. Tangana, quien esta semana vuelve al top 10 de la tabla con ‘Bien duro’ tras alcanzar la canción su cumbre en el puesto 6.

La subida más fuerte de la lista es ‘Mujeres’ de Mozart La Para y Justin Quiles, que asciende del 51 al 37. Por la parte inferior vuelven a la tabla ‘Despacito’ de Luis Fonsi y Daddy Yankee (92), ‘Jaque mate’ de Maikel Delacalle y Justin Quiles (93), ‘Mayores’ de Becky G y Bad Bunny (98) y ‘Familiar’ de Liam Payne y J Balvin (100).

Courtney Barnett / Tell Me How You Really Feel

0

Tres años le ha llevado a Courtney Barnett dar continuidad a su magnífico álbum debut oficial –antes publicaba un recopilatorio con sus primeros singles y EPs– ‘Sometimes I Sit and Think and Sometimes I Just Sit’, un disco que la llevó a ser nominada a un Grammy a la artista revelación y a arrebatar a Tame Impala el título de álbum del año 2015 en Australia. Tres años en los que, además de aquel disco colaborativo con Kurt Vile, ha tenido que lidiar con cierto bloqueo del escritor, abrumada por el hecho de que se destacaran sus letras como lo mejor de sus canciones. Un bloqueo del que ha salido con la ayuda de una máquina de escribir que le regaló un amigo, un método “más rítmico” que la conectaba con su infancia y, además, la ayudaba a superar la falta de confianza en sí misma: “cuando escribo en un ordenador, simplemente borro las cosas y se han ido. Entonces me pregunto “¿era bueno o no?”

La otra herramienta que la artista ha empleado para superar ese bloqueo es cambiar su manera de escribir: en sus primeros discos, Barnett utilizaba en sus textos una técnica de descripción exhaustiva de personajes y situaciones a modo casi de relato ultrarrealista. En cambio en ‘Tell Me How You Really Feel’ –frase extraída de una canción titulada explícitamente “Inseguridad paralizante y una falta generalizada de confianza” y que en realidad podría intercambiar el “tú” y el “yo”– la australiana aborda sobre todos sus propios sentimientos, en torno a la dificultad para relacionarse con viejos y nuevos amigos ahora que es una artista conocida internacionalmente (‘City Looks Pretty’), la falta de confianza en sí misma (en la ya citada ‘Crippling Self-Doubt and a General Lack of Confidence’, en la que colaboran, por cierto, Kim y Kelly Deal de The Breeders) o la gestión de la ansiedad (‘Need a Little Time’ y la canción más pop del disco, ‘Charity’, con la demoledora línea “No tienes que fingir que no tienes miedo / Todo el mundo está tan aterrorizado como tú”) y la ira (‘I’m Not Your Mother, I’m Not Your Bitch’).

Pero desde ahí, desde lo personal, construye un discurso más universal: ‘Nameless, Faceless’, por ejemplo, parte de compadecer a los trolls de Internet que la insultan, pero termina proyectándose hacia la violencia machista cuando emplea, de forma literal y certera, la frase de Margaret Atwood (‘El cuento de la criada’) “los hombres tienen miedo de que las mujeres se rían de ellos, las mujeres tienen miedo de que los hombres las maten”; mientras que ‘Hopefulness’, con citas de Mandela y Carrie Fisher (“Coge tu corazón roto y conviértelo en arte”), abre el disco dando esperanzas de que es posible vencer la aflicción derivada de esos males endémicos que convierten la depresión en una de las enfermedades más comunes de occidente. Una bonita perspectiva que, aunque aún debe perfeccionar (una parte de estas nuevas letras carecen de la fuerza de su anterior estilo lírico), sin duda ayudará a Courtney a afrontar la escritura de nuevas composiciones con más seguridad.

No estoy de acuerdo, en todo caso, en que lo mejor de Courtney Barnett sean sus letras y este ‘Tell Me How You Really Feel’ es la prueba: si no es tan redondo como su debut es porque no tiene, sencillamente, tantas buenas canciones. La segunda parte del disco, la cara B de la edición vinilo, no alcanza el fantástico nivel de la A, con el apenas simpático experimento grunge ‘I’m Not Your Mother, I’m Not Your Bitch’ (que, sonando tan claramente a Hole, parece jugar con la broma de que Vile y ella son los nuevos “Kurt y Courtney”) o las justas de pegada ‘Walkin´ On Eggshells’ y ‘Sunday Roast’. Eso rebaja el impacto de un disco que, por lo demás, deja fuera de toda duda el gran talento de Barnett para hacer grandes canciones rock como ‘City Looks Pretty’, ‘Charity’, ‘Nameless, Faceless’, ‘Need a Little Time’ o ‘Help Your Self’ que resultan tanto más entrañables y poderosas en cuanto uno comprueba que contraponen melodías luminosas, felices, a sus textos introspectivos y oscuros. Es un alivio certificar que Courtney Barnett supera la prueba del “difícil segundo disco” con muy buena nota.

Calificación: 7,5/10
Lo mejor: ‘Charity’, ‘Need a Little Time’, ‘City Looks Pretty’, ‘Nameless, Faceless’, ‘Crippling Self-Doubt and a General Lack of Confidence’
Te gustará si te gusta: The Big Moon, Juliana Hatfield, Snail Mail, The Lemonheads
Escúchalo: Spotify

Ariana Grande y James Corden interpretan la historia de ‘Titanic’ a través de 13 clásicos del pop

11

‘Sweetener’, el nuevo álbum de Ariana Grande, llega este mismo viernes sostenido por el exitazo mundial de ‘No Tears Left to Cry‘ y más recientemente por el éxito de ‘God is a Woman‘. Y suerte de estos temas, porque con esa portada del revés, como para comprarse el disco. ¿A quién se le ha ocurrido?

Mientras llega el día de lanzamiento de ‘Sweetener’, Grande ha visitado el plató de James Corden para protagonizar con el actor, cantante y presentador un divertido gag musical dedicado a ‘Titanic’, el taquillazo de James Cameron de 1997. Ambos interpretan a Rose y a Jack y cuentan la historia de la película de manera literal a través de 13 clásicos del pop: empiezan con ‘Come Sail Away’ de Styx y bailan con ‘Just Dance’ de Lady Gaga (imperdible ver a Grande bailar esto con los trapos que lleva) o representan la escena del coche empañado con ‘Ride wit Me’ de Nelly, la del choque contra los icebergs con ‘Ice Ice Baby’ de Vanilla Ice y la despedida fatal con ‘Bye Bye Bye’ de N SYNC. Si te parece todo demasiado obvio te alegrará saber que el gag en sí tiene cierta gracia. Grande lo concluye cantando ‘My Heart Will Go On’.

1. Come Sail Away – Styx,
2. Rich Girl – Hall & Oates,
3. The Way I Are – Timbaland,
4. Learn To Fly – Foo Fighters,
5. Just Dance – Lady, Gaga,
6. Steal My Girl – One Direction,
7. Shape of You – Ed Sheeran,
8. Ride Wit Me – Nelly,
9. Ice Ice Baby – Vanilla Ice,
10. Timber – Pitbull ft. Ke$ha,
11. Never Gonna Give You Up – Rick Astley,
12. Bye Bye Bye – NSYNC,
13. My Heart Will Go On – Celine Dion

Mónica Naranjo hablará de sexo poco convencional y fetiches en su nuevo programa

10

Mónica Naranjo prepara estos días nueva música, que publicará, lo más seguro, a finales de año. Su ex marido Oscar Tarruella confirmaba en mayo en Twitter que Naranjo lanzaría “algo parecido a un LP” este mismo año, y de hecho de las publicaciones de Instagram de la cantante se deduce que este nuevo material llegará al mercado en varios “volúmenes”.

Mientras tanto, Naranjo se embarca en nuevos proyectos y, en tanto se confirma su presencia o ausencia en la próxima edición de Operación Triunfo, Yotele informa que la autora de ‘Lubna‘ prepara un nuevo programa de televisión, presentado por ella misma, sobre sexo. Un programa sobre sexo pero también de viajes.

En el espacio, que al parecer ya se están disputando varias cadenas, Naranjo se centrará en el sexo poco convencional y en los fetiches, viajando a países “exóticos” como Tokio o México para entrevistar a personas que practican sexo poco convencional y descubrir cómo viven estas personas su sexualidad en diferentes puntos del mundo. El rodaje del programa arrancaría a finales de agosto con José Corbacho como primer invitado.

Naranjo fue una de las protagonistas de nuestro artículo dedicado a los mejores discos de 1997, con su segundo álbum, ‘Palabra de mujer‘, que incluía los éxitos ‘Desátame’ y ‘Empiezo a recordarte’.

‘Cómo acabar con la Contracultura’: Jordi Costa cartografía el underground español desde Almodóvar a Soy una pringada

9

‘Mondo Bulldog’ (1999), ‘¡Vida mostrenca!: Contracultura en el infierno postmoderno’ (2002), ‘Monstruos modernos’ (2008)… Jordi Costa lleva dos décadas buceando por la cultura de los márgenes; iluminando, como un “espeleólogo del gusto” (parafraseando el título de su pionera exposición en el CCCB), las catacumbas del underground. En ‘Cómo acabar con la Contracultura’ (Taurus), el autor de ‘Mis problemas con Amenábar’ se vuelve a colocar el casco de minero para guiarnos, como reza el subtítulo, por “una historia subterránea de España”.

¿Quién mató a la Contracultura (si es que está muerta)? Como en una novela de Agatha Christie, Costa comienza su libro con un (supuesto) crimen. ‘Peli, Luci, Bom y otras chicas del montón’ (1980) le sirve como metafórica acta de defunción. A través de una estimulante y reveladora relectura del primer largometraje de Almodóvar (una de las muchas que ofrece este fabuloso ensayo), el autor nos da varias pistas sobre los posibles asesinos: vestían pana, instrumentalizaron la Movida y terminaron con la disidencia a golpe de subvención. El “gusto socialdemócrata”, como lo bautiza el autor, asesinó, o por lo menos hirió de muerte, las expectativas utópicas de la Contracultura.

Como en un flashback de cine negro, Costa se remonta a los orígenes de los movimientos contraculturales en España. Para ello propone un insólito lugar de nacimiento: las bases aéreas americanas de Rota y Morón de la Frontera. Por esa puerta abierta por el franquismo no solo llegó dinero y maquillaje ideológico, también, como un daño colateral, nuevas ideas, sonoridades, hábitos indumentarios y sustancias estupefacientes. La psicodelia encontró en el flamenco un terreno abonado para plantar su semilla. Y a partir de ahí, como un efecto polinizador, se expandió a otros lugares, sobre todo a Barcelona, Ibiza, Formentera y, más adelante, Madrid.

¿Quienes fueron las abejas que transportaron el polen de la Contracultura en España? El músico Gualberto (Smash) y el productor Gonzalo García Pelayo, pioneros del rock andaluz; el dibujante de cómics Nazario, que dejó Sevilla para pasearse por Las Ramblas barcelonesas junto al activista LGTB+ Ocaña; el valenciano Mariscal, que antes de diseñar a Cobi pintarrajeaba en el ‘El Rrollo enmascarado’; el legionario Alejandro Vallejo-Nágera, el “primer hippy genuino español”, hijo del psiquiatra fascista Antonio Vallejo-Nágera, “nuestro doctor Mengele”; el colectivo de cineastas Els 5 QKs; Jaume Sisa; Vainica Doble; Iván Zulueta

Luego llegó la Movida, la Ley Miró, Barcelona 92… La apolínea Marca España domesticó a la dionisiaca Contracultura. Pero, ¿acabó con ella? En el último capítulo, Costa apuesta por el desplazamiento más que por la defunción. A través de la narración de su encuentro con la youtuber Soy una pringada, califica a esta plataforma como la “profecía cumplida del proyecto utópico de la Contracultura”, un espacio de autogestión creativa con un potencial expresivo enorme. El problema es que por una pringada hay cien mil rubius8’5.

Nicki Minaj estrena vídeo para ‘Ganja Burn’ y dedica un rap sexual improvisado a Stephen Colbert

43

Nicki Minaj vive una importante semana en su carrera tras la publicación de su nuevo disco, ‘Queen’, al final sin la canción que sampleaba a Tracy Chapman. Actualmente la artista se encuentra promocionándolo y este lunes ha estrenado videoclip para su pista número uno, ‘Ganja Burn’. Curiosamente, Minaj se va a hacer un Kanye con esta canción y piensa editarla para que su estribillo suene más alto de volumen. Además, asegura que el título está mal escrito en Spotify (dice “Ganja Burns” en lugar de “Ganja Burn”), un error que asume y achaca al estrés y a las prisas.

De todas formas, Minaj ha publicado un vídeo para esta canción dirigido por los fotógrafos Mert Alas y Marcus Piggott, Mert & Marcus para los amigos. El desértico vídeo presenta a Minaj interpretando a una “reina” que reclama su trono, y puede considerarse una representación en movimiento de la portada de ‘Queen’.

Además, la rapera ha visitado el plató de Stephen Colbert con motivo del lanzamiento de ‘Queen’ y el presentador no ha dejado pasar la oportunidad de preguntarle por ‘Barbie Dreams’, la canción del disco que más éxito está teniendo al margen de los singles gracias a su divertida letra, en la que Nicki “humilla” a varios hombres con los que ha estado (Meek Mill) o con los que supuestamente ha tenido algo (Drake, Eminem, DJ Khaled). Stephen Colbert apunta que su nombre no aparece en la lista así que Minaj improvisa un rap en el que le incluye, y que dice: “Puede que me [folle] a Stephen después del programa / volverá al trabajo con un brillo especial / pero cuando [follemos], por favor, no mires, solo dirígete a mí como Reina Minaj Colbert”. Colbert se pone como un tomate.

Rosalía, top 1 y top 2 de JNSP; entran Robyn, Lola Indigo, Drake y Bad Gyal

2

Rosalía continúa en el número 1 y en el número 2 de JENESAISPOP con sus temas ‘Pienso en tu mirá’ y ‘Malamente’, respectivamente, seguidos por lo nuevo de Robyn, entrada directa al puesto 3 con ‘Missing U’. También Lola Indigo logra una buena entrada con su tema ‘Ya no quiero ná’, que ya ha llegado mucho más alto en nuestra tabla de lo que conseguía ‘El anillo’ de Jennifer Lopez. Entradas más modestas producen los últimos sencillos de Drake y Bad Gyal. Esta semana es momento de despedirse de varias canciones que cumplen 10 semanas o más en la mitad baja de la tabla. Son ‘5 in the Morning’, ‘PYNK’, ‘Humility’, ‘Give Yourself a Try’ y ‘The Invisibles’. Ya podéis escuchar nuestra nueva lista de novedades y votar por todas vuestras canciones favoritas aquí.

Top Ant. Peak Sem. Canción Artista
1 1 1 2 Pienso en tu mirá Rosalía Vota
2 2 1 10 Malamente Rosalía Vota
3 3 1 Missing U Robyn Vota
4 4 2 14 Hunger Florence + the Machine Vota
5 5 1 Ya no quiero ná Lola Indigo Vota
6 10 5 10 Brillo J Balvin, Rosalía Vota
7 5 2 4 God Is a Woman Ariana Grande Vota
8 6 1 16 No Tears Left to Cry Ariana Grande Vota
9 7 6 8 Dance to This Troye Sivan, Ariana Grande Vota
10 3 1 14 Accelerate Christina Aguilera, Ty Dolla Sign, 2 Chainz Vota
11 8 2 18 One Kiss Calvin Harris, Dua Lipa Vota
12 9 1 18 Anna Wintour Azealia Banks Vota
13 11 5 13 This Is America Childish Gambino Vota
14 17 13 7 Fast Slow Disco St Vincent Vota
15 13 17 12 Solo Clean Bandit, Demi Lovato Vota
16 12 2 23 IDGAF Dua Lipa Vota
17 23 15 6 Immaterial SOPHIE Vota
18 35 18 3 Plaything Róisín Murphy Vota
19 20 18 7 Bien duro C. Tangana Vota
20 21 7 6 All for You Years & Years Vota
21 22 8 7 Apeshit The Carters Vota
22 24 6 5 Gitanas Mala Rodríguez Vota
23 28 23 2 Tranquility Base Hotel & Casino Arctic Monkeys Vota
24 18 11 8 Ataraxia La Casa Azul Vota
25 27 25 5 Girlfriend Christine and the Queens Vota
26 34 20 4 Jumpsuit Twenty One Pilots Vota
27 15 13 10 5 In the Morning Charli XCX Vota
28 25 3 5 Kream Iggy Azalea Vota
29 32 13 5 Internationally Bad Gyal Vota
30 14 8 17 PYNK Janelle Monáe Vota
31 26 13 9 Lost My Mind Lily Allen Vota
32 37 28 5 It’s Not Just Me Let’s Eat Grandma Vota
33 29 10 9 bitches Tove Lo, Charli XCX, Icona Pop, Elliphant, ALMA Vota
34 33 32 3 Level Up Ciara Vota
35 35 1 In My Feelings Drake Vota
36 36 1 Más raro Bad Gyal Vota
37 36 22 10 Humility Gorillaz Vota
38 31 26 10 Give Yourself a Try The 1975 Vota
39 16 13 7 Strangers Halsey, Lauren Jauregui Vota
40 30 24 10 The Invisibles Suede Vota
Candidatos Canción Artista
Tourist Alex Winston Vota
Complicated Mura Masa, Nao Vota
Girls Night Out Charli XCX Vota
Phantom of the Dance Floor Kiesza, Philippe Sly Vota
Tómame Francisca Valenzuela Vota
Thunderclouds LSD ft Sia, Diplo, Labrinth Vota
Big Bushy Moustache Jake Shears Vota
Perogrullo Bejo Vota
Boo’d Up Ella Mai Vota
Not So Bad In L.A. Allie X Vota
Make Time for Love The Goon Sax Vota
Bed Nicki Minaj Vota

Vota por tus canciones favoritas

  • Missing U, de Robyn (6%, 143 Votos)
  • Plaything, de Róisín Murphy (5%, 121 Votos)
  • Fast Slow Disco, de St Vincent (5%, 102 Votos)
  • Hunger, de Florence + the Machine (4%, 98 Votos)
  • Girlfriend, de Christine and the Queens (4%, 92 Votos)
  • One Kiss, de Calvin Harris, Dua Lipa (4%, 92 Votos)
  • It’s Not Just Me, de Let’s Eat Grandma (4%, 84 Votos)
  • Ya no quiero ná, de Lola Indigo (4%, 83 Votos)
  • Pienso en tu mirá, de Rosalía (4%, 79 Votos)
  • Malamente, de Rosalía (3%, 75 Votos)
  • Anna Wintour, de Azealia Banks (3%, 73 Votos)
  • Tranquility Base Hotel & Casino, de Arctic Monkeys (3%, 61 Votos)
  • Immaterial, de SOPHIE (3%, 59 Votos)
  • All for You, de Years & Years (2%, 54 Votos)
  • IDGAF, de Dua Lipa (2%, 52 Votos)
  • Lost My Mind, de Lily Allen (2%, 51 Votos)
  • Accelerate, de Christina Aguilera, Ty Dolla Sign, 2 Chainz (2%, 51 Votos)
  • No Tears Left to Cry, de Ariana Grande (2%, 51 Votos)
  • God Is a Woman, de Ariana Grande (2%, 48 Votos)
  • Level Up, de Ciara (2%, 47 Votos)
  • Brillo, de J Balvin, Rosalía (2%, 46 Votos)
  • Phantom of the Dance Floor, de Kiesza, Philippe Sly (2%, 41 Votos)
  • This Is America, de Childish Gambino (2%, 38 Votos)
  • Dance to This, de Troye Sivan, Ariana Grande (2%, 36 Votos)
  • Bien duro, de C. Tangana (2%, 36 Votos)
  • Make Time for Love, de The Goon Sax (2%, 35 Votos)
  • Not So Bad In L.A., de Allie X (1%, 33 Votos)
  • Gitanas, de Mala Rodríguez (1%, 33 Votos)
  • Girls Night Out, de Charli XCX (1%, 32 Votos)
  • you should see me in a crown, de Billie Eilish (1%, 31 Votos)
  • Solo, de Clean Bandit, Demi Lovato (1%, 31 Votos)
  • Ataraxia, de La Casa Azul (1%, 28 Votos)
  • Más raro, de Bad Gyal (1%, 27 Votos)
  • Internationally, de Bad Gyal (1%, 27 Votos)
  • Boo’d Up, de Ella Mai (1%, 25 Votos)
  • Complicated, de Mura Masa, Nao (1%, 24 Votos)
  • bitches, de Tove Lo, Charli XCX, Icona Pop, Elliphant, ALMA (1%, 24 Votos)
  • Apeshit, de The Carters (1%, 23 Votos)
  • Kream, de Iggy Azalea (1%, 22 Votos)
  • Big Bushy Moustache, de Jake Shears (1%, 20 Votos)
  • Bed, de Nicki Minaj, Ariana Grande (1%, 16 Votos)
  • Strangers, de Halsey, Lauren Jauregui (1%, 16 Votos)
  • Jumpsuit, de Twenty One Pilots (1%, 16 Votos)
  • Thunderclouds, de LSD ft Sia, Diplo, Labrinth (1%, 15 Votos)
  • Tómame, de Francisca Valenzuela (1%, 13 Votos)
  • In My Feelings, de Drake (0%, 10 Votos)
  • Tourist, de Alex Winston (0%, 5 Votos)
  • Perogrullo, de Bejo (0%, 3 Votos)

Votos totales: 283

Cargando ... Cargando ...

La canción del día: The Goon Sax cantan a la dificultad para relacionarse en la deliciosa ‘Make Time 4 Love’

2

“Me sentí feliz cuando me dijiste que no me necesitabas”, comienza cantando, en un desarmante a capela (o casi), Louise Forster en ‘Make Time 4 Love’, el segundo adelanto de ‘We’re Not Talking’. Así se llama el segundo álbum de estudio de The Goon Sax, trío de Brisbane comandado por Forster al que, inevitablemente, perseguirá siempre la sombra de su padre Robert Forster, compositor, guitarrista y cantante de los enormes The Go-Betweens. Lo hace también en esta canción, claro, una deliciosa pieza de 2 minutos de pop rock con nervio pero a la vez delicada –el agitado cencerro de Riley Jones VS los exquisitos arreglos de cuerdas y metales que rematan su estribillo–.

Por supuesto, ‘Make Time 4 Love’ remite a la obra de su padre, pero también –o, en este caso, incluso aún más– a otros héroes del twee pop y el slacker pop como The Modern Lovers, The Feelies y hasta a Violent Femmes. Tras esa frase, Forster revela la desazón que en un chico de su edad –los tres tienen ahora 19 años, pues cuando publicaron su gran debut ‘Up To Anything’ apenas contaban con 17– despiertan las relaciones personales, con líneas tan demoledoras como “socializar es como una competición contra gente sin colegio o sin novias, en busca de una forma más rápida de moverse. Me rindo, quiero conducir el tren”.

“Las relaciones están ahora entrelazadas con indecisión, remordimiento, incomprensión y, en último término, compasión”, dice la nota de prensa del disco sobre su temática. Un disco que se publica el 14 de septiembre y en cuya producción han colaborado con James Cecil y Cameron Bird, dos miembros de Architecture In Helsinki. Además, por primera vez se han implicado también en la composición e interpretación vocal los otros dos miembros del grupo. De hecho, el bajista James Harrison canta en el primer single de ‘We’re Not Talking’, ‘She Knows’.