Inicio Blog Página 1214

Azealia Banks pide ayuda en Facebook tras sufrir un aborto

7

azealia-banks-2016No deja de ser triste que cada vez que hablemos de Azealia Banks no sea para hacerlo sobre su música, próximos lanzamientos, actuaciones… sino sobre ella misma. Sin embargo, esta vez es aún más triste el objeto de esta noticia. Según reporta NME, en un post de Facebook que ya ha borrado, Banks explicaba que acaba de sufrir un aborto espontáneo y que lo compartía porque necesitaba apoyo y algo de asesoramiento de alguien que lo hubiera padecido.

“A quien sea, acabo de tener un aborto y estoy bastante desconcertada por todo y realmente confusa y en shock y [me siento] culpable y un poco deprimida y como un error y muy avergonzada. (…) ¿Alguien que haya tenido esta misma experiencia le importaría compartir unas palabras de sabiduría o cualquier cosa que tenga que ver con este asunto? (…) El desprecio por mí misma está siendo un verdadero conflicto para mí en estos momentos, así que compartid algo conmigoo aquí. Será de enorme valor. Gracias”

También pedía a la gente que fuera respetuosa y afirmaba estar más calmada, después de no haber podido dormir por ese asunto durante un tiempo. Más tarde eliminó ese estado de Facebook y lo sustituyó por otro en el que pedía a “los tabloides” que no fueran dañinos con este “titular” de Azealia Banks, porque “ha tenido un 2016 muy duro” y necesita “un descanso de crucifixiones públicas”.

De sus palabras también se deduce que hubo usuarios de la red social que debieron mofarse de su drama y añadía que se trataba de un tema de salud femenina y que por eso pedía la ayuda de mujeres. Respondiendo a una usuaria que le decía que no compartiera algo así si no quería que se metieran con ella, Banks aclaraba que su psiquiatra es un hombre, por lo que sentía que no entendía bien su problema, y que nadie de su familia había padecido algo así, y que por eso pidió ayuda en la red social.

Horas antes, en cambio, el titular sobre Banks era bien distinto. Entonces dedicaba un largo (y feo) discurso dirigido a Nicki Minaj, también borrado pero recuperado por una tuitera. Para contar que ha trabajado en un tema con el productor Safari Samuels, autor del hit de Minaj ‘Starships’, escribió un texto diciéndole que bajara de peso, que adelgazara su culo porque hacía parecer baratos vestidos muy caros, y otra serie de lindezas de bastante mal gusto, marca de la casa Banks. Así reaviva un enfrentamiento entre ambas que viene de antiguo.

Blonde Redhead presentarán su próximo EP en Madrid y Barcelona

1

blonderedheadBlonde Redhead, uno de los grupos favoritos en el mundo independiente gracias a la edición de discos como ‘Misery Is a Butterfly’ o ‘23‘ durante la pasada década, están de vuelta con un nuevo EP llamado ‘3 O’Clock’ que editarán en febrero y presentarán en directo el año que viene junto a algunas de las mejores canciones de su trayectoria discográfica. Será lo primero que editen después de su disco de 2014 ‘Barragán‘. La nota de prensa recuerda que «todavía están aquí, y después de 21 años, es obvio que Blonde Redhead nunca han hecho discos por la fama, ni por el dinero, ni para complacerse con cualquiera de los impulsos mudos y efímeros que obstruyen la blogosfera con música muda y efímera. Están haciendo música, simplemente, porque quieren hacerlo». Sus conciertos serán el 25 de febrero en Razzmatazz 2, Barcelona, y el 26 de febrero en Joy Eslava, Madrid. Las entradas para los conciertos de Blonde Redhead están a la venta a 20 euros.

El famoso trío formado por los gemelos Amedeo y Simone Pace y Kazu Makino también ha sido noticia por editar este año la compilación ‘Masculin Féminin’, que reunía material de su primera época, en concreto de sus dos primeros discos, hasta hacer un total de 37 canciones.

Los mejores discos de 2016

89

discos2016

2016 será recordado por el gran número de pérdidas irreversibles para la música popular. Talentos únicos que han resultado fundamentales durante décadas, como Prince, Leonard Cohen y David Bowie -estos dos últimos además grabando obras sublimes durante sus últimos días de enfermedad- nos han ido dejando a medida que avanzaba el año. La buena noticia es que, al margen de esto, ha sido un gran curso -mucho mejor que 2014, por ejemplo-, en el que han brillado géneros tan diversos como el trap, el folk, el hip-hop clásico o el renovado, el R&B o incluso el rock -con los mejores exponentes nada menos que en nuestro país-. Os dejamos con lo que para nosotros fueron los mejores discos de 2016.

50
El Palacio de Linares


linaresEs difícil verbalizar lo especial que es ‘Ataque de amor’. Quizá por eso es tan especial, porque sus 10 canciones, concisas y construidas con una formación tan clásica como sus influencias, aparentan normalidad. Pero esto no es normal, ni convencional. En esta ocasión, evitan juguetear con el folklore hispano (como sí hicieran en el fantástico mini-LP ‘La espalda de un perro‘) y se centran en unas melodías pop de toda la vida. Por su parte, Gonzalo brilla por su certero, despiadado y romántico retrato de las glorias y miserias de un treintañero español medio en nuestros días. Con un punto de vista, más que costumbrista, hiperrealista, parece imposible salir indemne de este paseo por la cotidianidad, que puede resultar brutal o tierna. El Palacio de Linares lo tiene todo para convertirse en un grupo de culto.

49
Chairlift


chairliftAunque Chairlift reconoce que no hay polillas en Nueva York, el dúo describe ‘Moth’ también como su disco neoyorquino y una sola escucha del mismo basta para entender que si este disco es neoyorquino es por la música. Así, desde la mezcla de R&B, pop y free jazz que propone la breve ‘Look Up’, ‘Moth’ se revela como un repaso, a través de la modernidad y extravagancia que caracteriza al grupo, a la historia musical de la ciudad y, por extensión, a la música popular americana, aunando varios géneros allí nacidos como la música disco, el jazz, el hip-hop o la “new wave” en un conjunto, como reza una de sus pistas, tan “polimorfo” y extraño como perfectamente asequible para todo el mundo. Lo de manejar bien diversos géneros no es, en principio, nada que el grupo no haya hecho antes; sin embargo, el ángulo en ‘Moth’ es considerablemente más agresivo y experimental en cuanto a producción y arreglos se refiere, mientras las melodías vocales y variedad de texturas sonoras, continúan enganchando desde la sutileza.

48
Rusos Blancos


rusos-blancos-museo-romanticismoRusos Blancos demuestran en este álbum, más que nunca, su sentido total del pop. En la fotografía de una habitación, desordenada pero acogedora, encontramos desperdigadas fotos de Motown clásico, New Order, La Costa Brava, Sean Nicholas Savage, Jen Lekman o sus hermanastros de Templeton, confluyendo en canciones certeras, de las que es difícil salir indemne. Estamos ante el disco más redondo y compacto del grupo, que además sirve como retrato de diversas generaciones, pero especialmente de la treintañera y soltera.

47
Tove Lo


tove lo«Me importa una mierda», canta Tove Lo en ‘True Disaster’, una de las mejores canciones de su segundo disco, ‘Lady Wood’. «Sé que me va a hacer daño». La cantante sueca se arriesga con sus relaciones románticas y eso se traduce también en una obra pop arriesgada en su carácter conceptual –tanto musical como narrativo– que sitúa a una Tove Lo perdida en una discoteca… pero consigo misma e intentando buscar una salida a su confusión a través del sexo y el hedonismo. ‘Lady Wood’ es arriesgado precisamente porque no tantos discos pop enmarcan conceptualmente historias puramente sexuales pero Tove Lo se toma el sexo en serio y, por lo tanto, también su álbum. Además, musicalmente es uno de esos discos que apetece escuchar una y otra vez y sin el modo aleatorio puesto. De nuevo, muy pocos lanzamientos pop actuales consiguen eso.

46
Novedades Carminha


novedades carminhaInspirado por su periplo mexicano, Novedades Carminha editaba este año su disco más experimental. Y que no os asuste lo de experimental: no es que el grupo se haya puesto ahora a sacar melodías de vasos de cristal; sencillamente, sus influencias son ahora más variadas que nunca y, como consecuencia, también lo son sus canciones. Este concepto se nota en la variedad de estilos que abarca el disco, que además de incluir una versión del clásico de la cumbia peruana ‘Cariñito’ de Los Hijos del Sol, no le hace ascos ni al rockabilly ni al “easy listening”, en tanto que la mayoría de sus arreglos de guitarra eléctrica llevan la palabra “California” pegada en todas y cada una de sus cuerdas, como prueban la ligera ‘De vuelta de todo’ o ‘Chispas relax’, que parece un cruce de calipso, el funk de William Onyeabor y el sonido del condado de Orange.

45
M83


m83_junkAnthony Gonzalez ha echado la vista atrás y se ha inspirado en toda aquella música que de pequeño escuchaba en casa de sus padres. Recreándose en un ejercicio de nostalgia (al igual que paisanos suyos como Daft Punk hicieran con ‘Random Access Memories’ o los propios Justice en ‘Audio, Video, Disco’), Gonzalez ha querido desvincularse de cualquier atisbo de modernidad y se ha abrazado a sus guilty pleasures personales, a esa playlist que probablemente escucha en “sesión privada” en Spotify, para rememorar una época pretérita que forma parte de su ADN. A primeras podría tildarse de hortera que componga una imaginaria sintonía televisiva para un hipotético remake de ‘Vacaciones en el Mar’ en ‘Moon Crystal’ o que reivindique a George Michael en ‘Walkway Blues’. Pero, ¿quiénes somos nosotros en realidad para poner en tela de juicio sus gustos, sus recuerdos de infancia?

44
Kokoshca


kokoshcaLos navarros Kokoshca han acertado de pleno al evitar la mímesis del sonido indie de nuestros días y también el de los 90, para apostar en su lugar por un rock más crudo y ochentero que vincularíamos antes con Burning, Tequila o incluso Loquillo y Los Trogloditas. No era una boutade. Por eso colaboraban con su paisano El Drogas de Barricada, y ahora este escribe el texto promocional de su nuevo disco ‘Algo real’, ese que comenzaba muy acertadamente con un “suena polvoriento a desierto”. Predominan las guitarras de punk ramoniano, de rock urbano y canalla y también surferas y garajeras, a veces con un acabado demasiado lo-fi que les condena al nicho indie al que no deberían pertenecer. Porque sus retratos son universales y comprensibles por todos. Lo hemos comprobado en otros de sus discos y ahora volvemos a comprobarlo en ‘No queda nada’. Su estribillo levantaría a un muerto, el punteo del puente instrumental también, las palmas tienen la misma intención y cuando creías que nada podía ser mejor, llega la estupenda coda «estoy pensando en dejarlo / es que ya tengo muchos años». A este nivel, ni hablar. Bendita contradicción.

43
Las Bistecs


lasbistecs‘Oferta’ recopila las perlas que Las Bistecs han ido soltando de manera aislada a lo largo de estos años, entre ellas, ‘Caminante’, ‘Señoras bien’, ‘Universio’ o ‘HDA’, ya un clásico. Y las canciones nuevas descubren más buenos ganchos y mejores frases para enmarcar: ‘DJ Bicha’, ‘Eurofiestón’, ‘Galicia’ o ‘Problemas’ son de lo mejor de este trabajo de «electrodisgusting» que ha hecho de Las Bistecs una de las bandas más divertidas de este país. Ojalá no se marquen un Alma-X y tengan una carrera más larga, porque no todo en esta vida tiene que ser afectación y sufrir: el humor y la comedia también pueden dejar alguno de los mejores discos de 2016.

42
Laura Mvula


49655-the-dreaming-roomAl principio de ‘The Dreaming’, Laura Mvula plantea el concepto de su segundo disco de manera concisa. “Si todo lo que soy está mal / si he perdido todo lo que tengo”, canta en ‘Who I Am’, “¿cómo se supone que voy a seguir viviendo?” La conclusión es clara: “solo puedo ser yo misma”. Y solo siendo ella misma ha construido Mvula una obra musical fascinante de la que tardaremos años (sin exagerar) en descubrir absolutamente todos sus secretos. Puede que no se hiciera con el Mercury -sigue siendo demasiado parecida a Clementine en muchos aspectos- pero tampoco pasa nada, pues nos queda un gran disco.


91bnw1sDUTL._SL1500_‘The Hope Six Demolition Project’ está influido por tres viajes que ha realizado la cantante en este tiempo acompañada del fotógrafo Seamus Murphy: a Kosovo, en 2011, visitando distintos puntos del país, inspirando por ejemplo un tema sobre la limpieza étnica, ‘The Wheel’; a Afganistán, en 2012, donde evitaron los lugares a los que suelen ir los turistas, y se quedaron en casa de alguien que no sabía quién era PJ Harvey. Finalmente, en 2014 visitaron Washington DC, inspirando la polémica ‘The Community of Hope‘ que ya aborrecen los políticos locales de la capital estadounidense por su retrato de uno de sus barrios más decadentes. Estamos claramente ante un disco político de esta “corresponsal oficial de la canción bélica” que lleva un paso más allá algunas de las ideas mostradas en el álbum anterior. ‘The Hope Six Demolition Project’ no logra deshacerse de su halo “Let England Shake parte 2”, pero no habrá disco con mal sonido con estas personas detrás, y ‘The Hope Six Demolition Project’ vuelve a ofrecer una grabación apasionante que degustar atentos a los detalles, como las mejores realizadas por ellos mismos o Bowie a finales de los 70 y en nuestra década.

40
Pet Shop Boys


Pet_Shop_Boys_-_SuperStuart Price se ha revelado como el cómplice ideal para Pet Shop Boys una vez más, dando lustre y una forma homogénea a las canciones. Su producción es sencilla, mucho menos ampulosa que en ‘Electric’, elaborada con los elementos imprescindibles (cajas de ritmos, sintetizadores, teclados house…). Hay pocos adornos, apenas capas, no hay samples y muy pocas canciones contienen las orquestaciones marca de la casa. Con estos elementos consigue una agradecida atmósfera cercana al fabuloso ‘Disco 3’ o a las caras B de los noventa (¿o acaso ‘Inner Sanctum’ no evoca una barbaridad a ‘Euroboy’?). En ‘Super’ casi todo remite a algo… y, sin embargo, todo suena muy contemporáneo. ‘Super’ no hace concesiones al pasado. Esto son Pet Shop Boys, aquí y ahora, haciendo media docena de grandes canciones que deberían haber sido hits internacionales.

39


james-blake-colour-in-anything-stream-album-mp3-listenJames Blake tiene el suficiente caché ya para permitirse un disco como le dé la gana de largo. Si Drake y Kanye West lo hacen, ¿por qué no él? De alguna manera, hay que entender ‘The Colour In Anything’ como una velada larga con alguien importante para ti, en la que no puedes dejar de dar vueltas a las cosas que con esa persona te han salido mal. Una cita que no se hace larga porque no te quieres ni te puedes ir hasta que se aclare todo. Es significativo que ‘The Colour In Anything’ termine con un tema que parece de los innecesarios pero termina siendo de los más importantes del disco. En ‘Meet You In The Maze’ claramente convergen las inquietudes de James Blake en lo personal y en lo creativo. “Todas las canciones que llegaron antes de ti / estaban aguardando / la música no puede ser todo / por eso te veo clara como el aire / y no es una creación mía”, indica con cierta despreocupación, probablemente a sabiendas de que tras lo que ha sufrido este último año -hace 12 meses estaba dándose cabezazos contra una pared- las cosas al final han salido bien: novia nueva y tercer buen disco.

38
Skepta


Konnichiwa_by_Skepta_coverMucho se ha hecho esperar Skepta, una de las figuras más importantes del grime, para publicar su nuevo álbum, pero no ha decepcionado a nadie. ‘Konnichiwa’ es un álbum fiel a sus raíces pero actual, con muy pocas concesiones al mundo del pop y sobre todo muy bien equilibrado entre un comienzo de disco vertiginoso y una segunda mitad que esconde tres -casi cuatro- de sus singles principales. ‘That’s Not Me’ es un alegato anti-Gucci y anti-marcas, y una de las canciones en las que Skepta se postula como el puto amo. No hacía falta: es el único elemento pesado y sobrante de un disco que recuerda que no habrá género que pase o empiece a pasar de moda si es tan sólido como este.

37
beGun


51CaMgiQpmL._SS280Aunque su título significa «madre» en un dialecto de Ghana, las pistas del nuevo disco de beGun toman como punto de partida el nombre de diversas ciudades africanas que nos cuentan la ardua travesía del sur al norte del continente de una joven que, aun queriendo huir de la miseria, acaba llegando a Europa dándose de bruces con una realidad inesperada: la de las mafias de la prostitución. Está claro que Gunsal ha querido reinventarse de un modo más maduro e introspectivo firmando una colección de temas en la que las emociones, más que nunca, lo embriagan todo. Esas sonoridades africanas con las que ha barnizado el largo de principio a fin contrastan con un mayor uso de los sintetizadores analógicos. La música de beGUN se ha humanizado pero que no quepa duda de que, en ‘Amma’, hay baile más que asegurado.

36
Sean Nicholas Savage


Sean-Nicholas-Savage‘Magnificent Fist’ posee mucho de lo que se echaba en falta en los tres últimos discos de Sean Nicholas Savage. En las notas de ‘Flamingo’ recomendaban las canciones para acompañar “meditabundos paseos invernales” o para “una pausa para fumarse el cigarrillo en la ventana”, algo que cuadra con aquellas canciones, que añoraba desde entonces y que ahora -por fin- la estupenda ‘Over the Night’ cumple con creces. Además, la diferencia que se percibe en este álbum no está en que las canciones que parecen más flojas sean más o menos salvables (sin duda, un mérito) sino en que la mayoría son brillantes. Como, por ejemplo, la bonita ‘Let Me Out’, que recuerda mucho al tono soul de su ‘Mutual Feelings of Respect and Admiration’ (2010). Caso aparte es ‘Blow Me Away’, que combina el dulzor del Michael Jackson baladista, melismas autotuneados y un estribillo indescriptible realmente adictivo.

35
Blood Orange


bloodorangeEn un mundo en que la muerte de hombres negros en manos de la policía blanca en Estados Unidos es retransmitida, como la del ciudadano de Minesota Philando Castile, en directo por streaming en Facebook, solo nos queda la música para tratar de encontrarle algún tipo de sentido. El concepto de ‘Freetown Sound’ es que Hynes, que ha sufrido la brutalidad policial racista en sus propias carnes, siente un profundo desarraigo producido por el temor que su identidad suscita en muchos. Que ‘Freetown Sond’ sea un ejercicio retro absoluto, expresado en canciones de enorme calado emocional como ‘Augustine’, ‘Best to You’ o ‘Hadron Collider’ con Nelly Furtado, sirve para recordarnos que los ochenta que evoca siguen siendo particularmente relevantes hoy.

34
Cass McCombs


CassMcCombs_MangyLoveMcCombs ha abrazado definitivamente en este álbum –su primera entrega para el sello ANTI– el sonido de las radios americanas comerciales de los últimos 70 y primeros 80 pero sin abandonar su personalidad, y en su momento más feliz de inspiración: forma y fondo convergen en una primera mitad del disco realmente apabullante. Temas construidos a base de circunvoluciones de guitarra muy contemporáneas, no del todo alejadas de los arpegios de Mac DeMarco, que se repiten oblicuamente combinadas con excavaciones sonoras no tanto de sonido Americana como de soft rock, del pop sofisticado de Steely Dan, o incluso de la voz y melodías cálidas de Gerry Rafferty. Ya en la algo deslucida cara B, en ‘Cry’, McCombs canta “no more cliché songs”. Y desde luego en este ‘Mangy Love’ consigue ese complicado truco que artistas como Ariel Pink lograron anteriormente: resucitar sonidos clásicos, clichés que casi eran anatema en el pop independiente y reencuadrarlos en su propio universo, creando así algo auténticamente singular.

33
Agorazein


agorazein siempreEl nuevo disco de C. Tangana, Sticky M.A., Jerv.agz, Fabianni y I-Ace es un hijo de su tiempo. Su música y estilo lírico no es tremendamente original (suena a Partynextdoor o Lil Yachty) pero lo que logra Agorazein es algo fuera de lo común: absorber esos referentes, quizá poco accesibles para la gran mayoría de su público potencial, y adaptarlos a su idiosincrasia, a un lenguaje propio que sea capaz de conectar con aquel. En este sentido, ‘Siempre’ es uno de los discos que mejor representa lo que es la música popular en nuestros días. ‘Siempre’ es un disco que se eleva a un nivel musical y lírico superior, y que será capital para el género, tanto por su potencial comercial como por su halo de hito generacional.

32
Junior Boys


big black coatFantásticamente estructurado, ‘Big Black Coat’ fluye como un ente a lo largo de sus 49 minutos, trasladándonos a la época (los últimos años 70 y primeros 80) y el espacio (la noche en los bajos fondos del núcleo urbano de Toronto) que han inspirado estas canciones. Ese “gran abrigo negro” viene a simbolizar el cobijo para tipos que caminan solos en el invierno oscuro, personajes torturados emocionalmente, frustrados, que deambulan cabizbajos por clubs de mala muerte de ciudades industrializadas en decadencia. En contraposición a ese depresivo trasfondo, musicalmente el álbum está plagado de momentos hedonistas y de momentos eufóricos, que se aproximan al neo-R&B desde un punto de vista poco ortodoxo, al deep house minimal o al electropop trotón y romántico.

31
Angel Olsen


slowclubEsta nueva obra de Angel Olsen parece un homenaje a sí misma como artista y ser humano, que no duda en esbozar en él sus propios anhelos y, sobre todo, sus contradicciones. No es casual que la secuencia esté claramente estructurada para una cassette o un vinilo, en dos caras muy diferenciadas. La primera concentra su faceta más uptempo (la grunge ‘Shut Up Kiss Me’, la doo wop ‘Never Be Mine’), en la B encontramos a la Olsen más taciturna y melancólica (el dub y blues a lo Mazzy Star en ‘Heart Shaped Face’, ‘Sister’). Pese a haber sido producido por Justin Raisen (habitual de Charli XCX, Sky Ferreira o Santigold), sin embargo, el cambio que ofrece ‘My Woman’ es bastante sutil, sumando la solidez de su rodada banda de directo y la intervención de teclados. Donde mayor progresión se percibe es en la composición. Resulta obvio que la autora folkie de ‘Strange Cacti’ o ‘Half Way Home’ parece mucho más lejana que apenas 4 o 5 años. Y, sobre todo, hay una evolución notable en sus letras.

30


whitney-light upon the lakeSmith Westerns fueron una banda que, tras su desaparición con apenas tres álbumes, dejaron huella en el panorama del rock internacional de esta década. Pero, sobre todo, parece que podría ser el germen de una saga de interesantes músicos que podrían ir, por separado, incluso más lejos de lo que llegaron juntos. Entre ellos, el proyecto conjunto del guitarrista Mark Kakacek y el batería (que aquí suma a sus tareas la de vocalista) Julien Ehrlich, también miembro durante un tiempo de Unknown Mortal Orchestra. Incluso el instrumental ‘Red Moon’, un breve pero evocador tour de force entre trompeta y piano, se hace imprescindible en un álbum repleto del anhelo de unos días dorados (de relaciones truncadas de Mark y Julien) que no regresarán. Lo mejor es que, pese a que su melancolía puebla cada rincón, lo hace con una mirada limpia y animosa, agradecida por haber vivido instantes bonitos junto a alguien.

29
The Yearning


720x410_00003893Muchos no verán en ‘Evening Souvenirs’ más que un cúmulo de clichés sesenteros replicados. Sin embargo, son pocos los artistas de nuestros días preocupados por detenerse en ellos, por recordarlos y por conjugarlos con otros estilos y décadas y The Yearning saben llevarlos. En su nuevo disco, las canciones son más afrancesadas y maduras en arreglos y matices que antes y cada cara se abre con un instrumental que potencia el carácter cinético de la música. Los coros de góspel contenido de la parte central del álbum, aportados por hasta 24 coristas, aportan una solemnidad y seriedad que, a pesar de la temática amorosa, espantan el lado más naíf de The Yearning. La música deja de sonar estrictamente inofensiva para anunciar que se acerca el huracán.

28
Moderat


moderatiiiSi ‘II’ era más comedido que ‘I’, en ‘III’ se acentúa la introspección a la par que la voz de Sascha Ring amplía virtudes como novedad y por sorpresa. Su magnetismo vocal impera en ‘Eating Hooks’ y ‘Reminder’. ‘Ghostmother’ aporta la épica a la que nos tiene acostumbrados Moderat y la inmediatez que demandamos en otros temas. Por su parte, ‘Running’ y ‘Finder’ representan el baile comedido, que sin inventar nada en cuanto a composición, remata la jugada a base de golpes de ritmo. Pese a no llegar al trampolín definitivo para el público general, con los redobles de breaks de ‘Intruder’, la catarsis queda cerca. Si algo queda claro con esta tercera entrega del trío berlinés es que ya Moderat no se trata sólo de un proyecto paralelo.

27
Kate Tempest


kate-tempest-let-them-eat-chaosLa imagen de la realidad enfermiza de las sociedades occidentales que Tempest recrea en este disco resulta, por ultrarrealista y certera, aterradora. Noquea por mostrar la verdad cruda tanto como fascina por su precisión quirúrgica para construir personajes demasiado parecidos a nosotros. Y lo hace de una manera tan hermosa que casi hace olvidar lo terrible que resulta. Así y todo, la joven poetisa logra desempolvar un asidero, una vaga esperanza. ‘Let Them Eat Chaos’ no es fácil de digerir como obra musical porque no es sólo un disco. La importancia de las palabras de esta obra está incluso por encima de las canciones, algo a lo que no estamos habituados en el pop de nuestros días. En ellas reside su gran poder. El conjunto logra percutir poderosamente nuestras mentes desde varios ángulos, un golpeo absolutamente cohesionado en el que cada pausa, interludio o transición tiene un sentido fundamental para la paliza intelectual y emocional que recibe el oyente/lector. «It’s 04:18, again».

26
The Radio Dept.


radio deptEste año, The Radio Dept. han publicado su álbum más combativo. Preocupados por el auge de la extrema derecha en su país, su pretensión es sacudir caderas y conciencias, no sólo en Suecia, sino en un Occidente amenazado por los mismos males: el miedo, la insolidaridad y el fascismo. Si ya le dedicaron un single deseando su muerte, la gravedad de la situación actual les ha llevado a construir un disco completo para atacarlo. Y es el mejor de su carrera. ‘Running Out of Love’ es una obra pegadiza, inmediata y fantástica de canción protesta bailable, en la que The Radio Dept. han mutado sus postulados: suenan mucho menos lo-fi y dream pop, más sintéticos y orientados al dance, pero manteniendo su melancolía y evanescencia habituales. Partiendo de una música teóricamente hortera -pero de enorme calado emocional- han conjugado su hedonismo inherente con una furibunda crítica social para parir un disco hermoso y necesario; tan acogedor como volver a casa y, a la vez, toda una patada en la boca.

25
Papa Topo


papatopo‘Ópalo negro’ no es el disco de debut que muchos esperaban de Papa Topo cuando escucharon su primer single ‘Oso Panda’, pero extrañarse de cuánto ha cambiado el proyecto de Adrià Arbona en estos 7 años es estar mal informado. Ya el vídeo sangriento de ‘Oso Panda’ buscaba la distancia de su vertiente más ñoña, ‘La chica vampira‘ consolidaba su gusto por el cine de terror de serie B, la cara B de esta ‘Capuchas de lluvia’ mostraba su interés por la distorsión y también por la canción melódica española. Más que un gigantesco paso adelante (¿puede exigirse que lo sea un disco de debut?), ‘Ópalo negro’ es la consolidación de casi todos los palos que ha tocado Papa Topo en estos años, de su vena más infantil a la más adulta (pero qué poco pegaría aquí ‘Oso panda’). A veces las canciones de Papa Topo son más complejas de lo que parece, otras son preciosas y emocionantes, y entre el pop de cámara y la canción tradicional, ‘Ópalo negro’ sugiere que Adrià se quiere parecer más a Alejandro Martínez como compositor inquieto y versátil que a Berlanga o a Milkyway. Y bien, ¿verdad?

24
The Weeknd


weeknd-starboyPara la consecución de nuevos hits tras el pelotazo de ‘Can’t Feel My Face‘, Abel Tesfaye no se ha andado con chiquitas y ha llamado a los mismísimos Daft Punk para dos canciones magníficas como son ‘Starboy’ y ‘I Feel it Coming’. En el resto del disco, si bien The Weeknd no se decide estilísticamente por el trap (‘All I Know’ con Future), el R&B o el synth-pop, hay bastantes canciones que amar por encima de las etiquetas. Tenemos el delicado y exquisito R&B de ‘True Colors’; o el de ‘Attention’, sobre el que sobrevuela un efervescente efecto electrónico; o ‘Die for You’. Y mención especial requiere el aroma blues de ‘Sidewalks’ con la participación de Kendrick Lamar, además de canciones que entran a la primera como ‘Rockin’, ‘Love to Lay’ o la irresistible ‘Nothing Without You’, en que viejo y nuevo The Weeknd se encuentran.

23
Radiohead


radiohead-amoonUna de las mayores virtudes de ‘A Moon Shaped Pool’ es lo bien que han integrado cosas que no tenían nada que ver. El disco se abre con el single ‘Burn the Witch’, que como todos los singles del mundo, mejora dentro de la secuencia del álbum, ya aupado al privilegiado grupo de grandes canciones de Radiohead. Su letra es una metáfora de los refugiados de guerra, criticándose que sean los apestados de Europa. Podríamos estar ante un disco de nuevo político de Radiohead, y de hecho ‘The Numbers’ trata sobre el cambio climático. Pero el disco se cierra con una canción de amor, ‘True Love Waits’, que lleva 20 años en un cajón, saliendo de él únicamente para ser tocada de vez en cuando en vivo. Y ahora que Thom Yorke se ha divorciado tras 23 años, su significado se ve enriquecido. Pero si algo sorprende del disco de Radiohead es que este es su disco con mayor número de canciones-hoguera. El modo en que brilla una línea de piano y otra permanece en segundo plano en ‘Decks Dark’ o en el que irrumpen los arreglos en el penúltimo corte, así llamado por un tema tradicional británico, demuestran lo en forma que está el grupo y su inseparable Nigel Godrich.

22
Chance the Rapper


chance-coloring-book‘Coloring Book’ es una especie de proyección del legado de los dos primeros y capitales álbumes de West, ‘The College Dropout’ y ‘Late Registration’ (Kanye colabora en el disco). Siempre ajeno a la agresividad que inunda buena parte del rap contemporáneo, la nueva mixtape de Chance demuestra su carácter y su versatilidad para tocar estilos muy variados. Así, el rapero entrega un disco no especialmente innovador, en el que conviven con absoluta armonía sonidos clásicos y actuales. Un fresco luminoso y sin estridencias en el que caben gospel, soul, funk, hip hop, trap y hasta house que reconforta y pone de buen humor, algo que, pese al gran momento creativo que vive el género, no abunda tanto como nos gustaría. En sus letras, Bennett habla sobre preocupaciones muy personales, a veces prosaicas y otras más trascendentales, pero en cada caso logra encontrar un punto emotivo que capture al oyente. Un disco en el que Chance marca una nueva cota de su innegable talento, un talento que, frente a discursos combativos, ambiciosos, atormentados, violentos, misóginos o paranoicos, pone este “libro para colorear” al servicio de la sonrisa, lo constructivo, la autoconfianza, lo local y lo divertido.

21
León Benavente


leonbenaventeLas letras siguen sin ser el punto fuerte de León Benavente, pero esta vez está mucho mejor disimulado: la colección de hachazos es tal -casi todos los temas parecen preparados para que la gente lo dé todo en sus conciertos- que no merece la pena cuestionarlas. ‘2’ es como un homenaje voluntario o involuntario a todo el pop español independiente que ha triunfado durante estos últimos 20 años (desde El Columpio Asesino a Hidrogenesse pasando por nudozurdo o Triángulo) y ‘2’ es una de las mejores colecciones de hitazos del pop en castellano de los últimos tiempos. A destacar, una de las canciones del año, ‘La ribera’. Hay intenciones políticas en su letra, pero también un deseo de crear un estribillo que pueda llegar más lejos que los de Deluxe, La Habitación Roja o los primeros Vetusta Morla.

20
Hamilton Leithauser & Rostam


hamiltonEl disco colaborativo de Hamilton Leithauser de The Walkmen y Rostam Batmanglij (ex Vampire Weekend) es otro de los mejores discos de 2016, en tanto que nos devuelve a un pasado musical tan reconfortante como singular. Rostam, que es fan de The Walkmen de toda la vida, llevaba años ideando sonidos para la carismática voz de Hamilton en su cabeza y ha aprovechado la oportunidad de esta colaboración para hacer un trabajo peculiar, excitante y de musicalidad rica que hace lecturas un tanto estrambóticas de los estilos americanos de siempre, lo que resulta en un disco tan memorable como especial. Su hilo principal, el de la nostalgia, es expresado mayoritariamente en el álbum desde un ángulo espectral en canciones como ‘In a Black Out’, ‘1959’ o ‘When the Truth Is…’, mientras el single principal del disco, ‘A 1000 Times’, es sencillamente un gran hallazgo.

19
Andy Shauf


Andy-Shauf-The-PartyEl disco definitivo de Andy Shauf se inspira en una fiesta llena de personajes desolados que sufren desamor, no saben cómo comportarse o incluso mueren sin que nadie se dé cuenta. Como el guión de una (buena) película de Robert Altman o Ang Lee, Shauf nos introduce, con un lenguaje ligero y cuidado, en la profundidad de las vidas de estos personajes corrientes, como los que figuran en la preciosa portada del álbum, que podrían estar rodeándonos en nuestra propia fiesta, que podríamos ser nosotros mismos. Para ello dispone de esta maravillosa banda sonora, 10 canciones inmaculadas de pop atemporal, bellas, amargas, tensas, deliciosas, que nos acompañarán seguro durante muchos meses o años. Shauf es uno de esos artistas que o bien se convierten en estrellas o, al menos, se ganan el cariño eterno de los que le abren su puerta.

18
Juventud Juché


juventud-movimientosSi ‘Quemadero’ era una explosión de rabia, ‘Movimientos’ es la sensación de odio y malestar que perdura durante los días siguientes. Aquí las voces retumban, los bajos son profundos y redondos y la batería combina los ritmos tribales bien conocidos con otros que casi parecen percusiones electrónicas. Y se ha ganado con el cambio: el odio bailable es menos directo pero se va alimentando con el paso del tiempo. Los fans de Juventud Juché dejarán de lado el pogo en sus conciertos y lo sustituirán por un baile desenfrenado y sin coordinación definida con el mayor de los placeres.

17
Espanto


espanto‘Fruta y verdura’ huye de la civilización, de redes sociales y de toda tecnología para situarnos en plena naturaleza. A veces es a modo de reivindicación y evasión, a veces como lugar de peligro y muerte, pero la trama de estas once canciones se sitúa en bosques y selvas entre plantas y animales. Lo mejor es que el álbum no contiene monsergas, advertencias, incitaciones subyugantes ni se plantea como salvador del mundo. Espanto han sabido construir belleza a partir de la muerte, pero también se enfrentan a ella con su humor particular.


a-tribe-called-questUna obra maestra de hip-hop maduro. En la mayoría de géneros musicales de la música negra norteamericana la edad infunde respeto y hace ganar al músico carisma, pero las músicas urbanas, tan asociadas a la rabia y frustración propia de los jóvenes, nunca parecía que fuera a acomodar la presencia de músicos más allá de los cuarenta. El movimiento Native Tongues, con sus inquietudes culturales, letras más reflexivas, llamamiento a la unidad, bases jazzy y pop, ciertamente tenía más boletos para ello que el rolo nihilista-materialista del gangsta rap, pero hacía falta que empezaran a materializarse discos tan brillantes como el de De La Soul de este año, o este mismo ‘We Got It From Here…’. En ‘We Got It From Here…’ todo hace clic: supongo que cuando tienes cuarenta y tantos puedes finalmente hacer un disco que hable de política, pero a la vez que muestre tu lado más sensible y tus preocupaciones de adulto, como cuando Jarobi entrañablemente le canta a Phife (muerto por complicaciones de su diabetes) que intentó cuidarle cocinándole buena comida (“Cooking in the kitchen making sure my nigga eating well”). Si además -como en el caso de A Tribe Called Quest- la música se mantiene tan exuberante, la fórmula resulta que funciona.

15
El Último Vecino


el ultimo vecinoA pesar de lo reconocible de todos los recursos que utiliza El Último Vecino, su propuesta resulta tremendamente personal. No suena impostado, ni a parodia ni a homenaje. El estilo de El Último Vecino ha sido mejorado y envuelto en ‘Voces’ en una fórmula mucho más pop en la que las voces cobran mayor protagonismo. Puede que haya algo de nostalgia en su sonido pero también hay mucho de un tipo sensible, con unas referencias muy claras, capaz de rescatar unos sonidos que a pesar de transmitir cierta melancolía son capaces de alegrarte el día.

14
El Guincho


elguincho-hiperasiaUn peldaño por debajo de su ambición -sería mejor si no existieran precedentes como ‘808s & Heartbreak’, aunque ojo, ha sabido reírse de que el último álbum de Kanye West se llame justo ‘The Life of PABLO’- y un peldaño por encima de lo que parecen estar interpretando crítica y público, ‘HiperAsia’ es ante todo un álbum que representa perfectamente lo que es este 2016. Quizá el disco nacional más 2016 que escuchemos este año. Lo es, principalmente, porque usa diferentes lenguajes como el trap, el rap, el dubstep, el jungle, el lounge, el reggaetón o el neo-soul sin que apenas te des cuenta de que lo está haciendo, sin oportunismos, al propio servicio de las intenciones conceptuales de El Guincho. Cuando menos te lo esperas te viene a la mente un arreglo… que a lo mejor ha durado 1 segundo. Y lo es también por lo innovador de su formato. Así, El Guincho se merienda toda moda para reflexionar sobre sí mismo, su carrera y el devenir de los géneros, a veces contradiciéndose o equivocándose en los detalles… y dejando intencionada o accidentalmente uno de los discos más relevantes de 2016. Cuando dentro de 15 años alguien quiera sonar a 2016, seguro que ‘HiperAsia’ se parece un poquito. E igualmente, cuando nos encontremos la pulsera o veamos su portada en 2031, seguro que recordaremos inmediatamente cómo fue este año.

13


shura-nothingsrealLa decisión de Shura de expandirse en su lado más “radio-friendly” en ‘Nothing’s Real’ no nos permitirá saber cómo habría sido un disco suyo lleno de canciones parecidas a ‘White Light’, pero con lo buenas que son estas canciones de estilo ochentero entre Fleetwood Mac circa 1987, Madonna y Janet, al final termina dando igual. Lo de Shura era pop en mayúsculas y ‘Nothing’s Real’ es prueba de que la británica puede con cualquier estilo si se lo propone. Un disco, en definitiva, como los buenos, de largo recorrido.

12
The Avalanches


avalanches-wildflowerMás allá del name-dropping de los créditos sobre temas que no habríamos descubierto jamás, y que también sacude de lo lindo el mundo cinematográfico y documental -de ‘Streetwise’ a ‘American Juggalo’-, lo importante es que The Avalanches han construido un álbum poderoso y personal, incluso quizá demasiado parecido a su debut, en el que refulge sobre todas las cosas su habilidad y originalidad en la producción. No sabemos si es el uso de la ibogaína en la enfermedad de Robbie Chater o una cuestión de paciencia, pero es difícil escoger qué funciona mejor en una pista como ‘The Wozard of Iz’, si el delicioso recitado de Mort Garson de ‘I’ve Been Over the Rainbow’, que chiflaría a Broadcast; la parte de Danny Brown, el sample acreditado de Tommy James & The Shondells o las orquestaciones aportadas por The Avalanches. ¿Cómo averiguar dónde empieza cada cosa? Todo está tan bien casado que hasta el último sonido ambiente del disco tiene su porqué. ¿Quién no cree en los interludios después de ‘Light Up’? It’s a world of fantasy. Doo doo doo doo doo. Ba ba ba ba ba. Doo doo doo doo doo.

11


Solange_a seat at the table‘A Seat at the Table’ efectivamente no es ‘Lemonade’ y no moverá millones de copias ni será uno de los discos más vendidos del año por mucho que lo merezca. El disco de Solange es puramente R&B, se parece más a los discos de Ms. Lauryn Hill, D’Angelo, Jill Scott y Miguel que a los de Beyoncé porque contiene melodías vocales y armonías mucho más sutiles y pacientes, producciones nada bombásticas y muchos menos singles para la radiofórmula actual. La primera mitad del disco refleja esto brillantemente en canciones tan buenas como la agridulce ‘Weary’, que ha inspirado un divertido meme; ‘Mad’, una pequeña obra maestra de hip-hop fusionado con jazz en la que rapea Lil’ Wayne; ‘Don’t Touch My Hair’ y ‘Cranes in the Sky’, de lejos la mejor canción del disco, un sobrecogedor retrato de escapismo que contiene probablemente la melodía más hermosa del álbum.

10
Leonard Cohen


leonard-cohen-youwantEstremece hoy leer el texto que nuestro compañero Jaime Cristóbal escribía sobre este disco semanas antes de la muerte de Cohen. «¿Es este el último disco de Leonard Cohen? ¿Está el poeta canadiense “haciéndose un ‘Blackstar'»?», comenzaba preguntando. «Uno echa la mirada atrás y se da cuenta de que acaba de escuchar el disco más redondo de Leonard Cohen de los últimos veinte años. Ni siquiera importa si será el último o no, ‘You Want It Darker’ se sostiene con una inusitada vida por sí mismo», concluía. Y no era para menos, pues estábamos ante un largo lleno de sorpresas gratas, como el impacto de esa apertura homónima o incluso los pasajes más “estándar” del cantautor, como ‘Treaty’, que suena a clásico instantáneo, con su melodía muy Cohen pero también muy Randy Newman, llena de imágenes bellas, si bien crípticas, quizá dirigidas a Dios (“Ojalá tu amor y el mío firmasen un tratado”), con el ocasional rayo de luz autobiográfico (“I’m angry and I’m tired all the time”), cantadas con una voz que es pura grava, pero una grava hermosa; y ‘On the Level’, de letra magnífica, contrarrestando el peso existencialista de buena parte del disco con lo que parece la descripción de un encuentro tentador con una mujer. Reconforta sin duda reencontrarse con el inconfundible humor de este antiguo “ladies’ man”.

9
Rihanna


rihanna-anti-coverLa versatilidad y personalidad vocal de Rihanna, eternamente “cool”, no es siempre evidente en sus grandes éxitos, pero en ‘ANTI’ no había nada de eso en principio (después ha resultado que sí). En su lugar, Rihanna parecía buscar un disco que la alejaba firmemente de la radiofórmula para reconducirla hacia terrenos más experimentales, dando lugar a una obra que era un pequeño despropósito conceptual, pero cuyas canciones por separado, desde hitazos como ‘Work’ y ‘Needed Me’ hasta «fan favorites» tan reivindicables como ‘Consideration’ o ‘Higher’, eran muchísimo mejores que la suma. El gran «grower» del año.

8
Nick Cave & The Bad Seeds


nick caveNick ha encontrado en Warren Ellis a su hermano en la música («sin él, todo esto se vendría abajo», dice en la película que acompaña el disco). ‘Skeleton Tree’ es la expresión de lo que el violinista ha logrado extraer del australiano en inacabables, a veces estériles, sesiones de improvisación en búsqueda de un hilo del que tirar. Esa es la esencia de este álbum, que es semejante al trabajo que ambos llevan haciendo juntos desde hace varios años en diversas BSO de películas. Construyen composiciones a partir de un bucle de ruido o un par de notas dislocadas o un coro deslavazado o un ritmo marcial. Cave los usa, a duras penas cantando (“he perdido hasta la voz”, reconoce), para desentrañar unos textos que van unidos a la música como hueso y carne, una poesía fantasmal con imágenes de insectos, mujeres vestidas de rojo, espacios inabarcables, pánico, pérdida y dolor. También hay sexo y religión o, al menos, algo sobrenatural. Es uno de esos discos que a medida que se escuche y dependiendo de qué manera se acceda a él, ofrece múltiples y diversas lecturas. Pero todo, inevitablemente, vuelve a conducir a Arthur, el hijo que el año pasado perdía el artista al caer de un acantilado.

7
Kanye West


kanye westDecir que ‘The Life of Pablo’ resume, por sonido, la carrera de Kanye parece una holgazanería, pero es verdad. El disco contiene una calidez que no oíamos realmente desde ‘My Beautiful Dark Twisted Fantasy‘ y su gusto por los samples del soul, el R&B y el hip-hop de la vieja escuela, los arreglos clásicos de algunas de sus pistas o incluso su duración remiten a ‘Late Registration’. Las letras del disco siguen resultando problemáticas pero musicalmente es complejo, fascinante y para escuchar en bucle incansablemente.

6
Michael Kiwanuka


michael_kiwanuka‘Love & Hate’ es un disco sobre soledad y conflictos de amor, sin apenas menciones religiosas pese a que Kiwanuka es católico reconocido, pero también un estudio sobre la historia de la música afroamericana a través de un enfoque retrospectivo y lo-fi que no olvida la modernidad. Kiwanuka y compañía abren en ‘Love & Hate’ una exuberante panorámica de cuerdas, pianos, coros celestiales, guitarras líquidas y metales al servicio de las melodías de R&B y soul clásico y el resultado es esos discos que se quedan para siempre.

5
Frank Ocean


frank-blondEstamos ante una obra conmovedora, en la que Frank se ha dejado el alma. Y no, no es una frase hecha. Su personalidad, sus miedos, su dolor, su felicidad, sus anhelos, están impresos en estas canciones. Unas veces de forma más explícita que otras, pero siempre con una singular capacidad poética, las constantes referencias y metáforas a su pasión por los coches y la velocidad (herencia y símbolo, dice, de una adolescencia heterocéntrica), las evidentes alusiones a unas relaciones complicadas en su temprana juventud que cambiaron para siempre su forma de ver el amor (tanto ‘Ivy’ como ‘Pink White’ parecen referirse a la persona a la que escribió aquella desarmante carta abierta en su Tumblr, 2012), el uso de drogas como método evasivo de la realidad o su huida de los focos, las alfombras rojas y todo lo que implica la fama en general alimentan estas estupendas canciones.

4
Bon Iver


JV1-640x640El gran hallazgo de ’22, A Million’ es la profunda arquitectura sonora, con apariencia de accidente, que dispone Vernon con el equipo técnico de April Base, su estudio, diseñando una perspectiva inédita (‘____45_____’ y ‘21 M♢♢N WATER’, por ejemplo, coquetean con el free-jazz) que hace sonar de forma insólita incluso las canciones más tradicionales. Es el caso del desarmante corte introductorio, ‘22 (OVER S∞∞N)’, la fantástica ‘29 #Strafford APTS’, interpretada con guiños de hillbilly por su fiel S. Carey mientras vientos y cuerdas parecen sonar a millas de allí, o de la sinuosa ‘666 ʇ’, no demasiado alejadas de ‘Perth’ o ‘Holocene’. Como ocurrió con ‘Bon Iver’, ’22, A Million’ presenta un nuevo estándar musical que será referencia futura para muchos. Y detrás de ese reinventado muro de sonido hay canciones, canciones emotivas y certeras en las que emerge el autor de ‘Skinny Love’. ’22, A Million’ vuelve a confirmar a Justin Vernon y su equipo como uno de esos raros grupos que no juegan la misma liga que los demás. Simplemente, crean una propia y el resto debe conformarse con mirar, aprender y disfrutar.

3
Triángulo de amor bizarro


Como si inconscientemente les agobiase que algunos de sus grupos favoritos estén separados tras haber contenido una pareja (Sonic Youth y Stereolab, a los que decían copiar constantemente aunque nadie se diera cuenta, recuperad ‘Peng!’ y veréis), Triángulo lo dan todo como si el 29 de enero -día de lanzamiento- hubiera sido el último día para ellos y para todos nosotros en el planeta Tierra. La energía que inspiran canciones como ‘Nuestro siglo Fnord’ o ‘Luz del alba’ -el batería, Rafa Mallo, se merece un altar más que un premio- es la mayor jamás vista en sus canciones. Era esperable que profundizaran en sonidos noise, metaleros, industriales… pero el fondo del disco esconde un sinfín de novedades estilísticas más sorprendentes. Como si Triángulo de amor bizarro hubieran dicho «ya tenemos nuestro sonido, todo el mundo lo conoce e identifica al segundo, ahora atraigamos otros estilos hacia él», el cuarteto gallego se aproxima como nunca lo había hecho a Phil Spector, The Jesus & Mary Chain, Raveonettes y los Smiths (‘Seguidores’, que a su vez podría salir en una peli de David Lynch); al dub y al reggae que tanto han obsesionado últimamente a Rodrigo (‘Desmadre estigio’) o a los últimos Portishead (‘O Salve Eris’).

2
Beyoncé


lemonade‘Lemonade’ no es el disco político de Beyoncé que prometía la gran ‘Formation’; en su lugar, por concepto es simplemente un disco de amor, desamor y, finalmente, de misericordia, aunque aúne en sus letras otros temas como feminismo (‘6 Inch’) o racismo (‘Freedom’, con Kendrick Lamar), pero el tema aquí no es lo que cuenta Beyoncé sino cómo y ‘Lemonade’ es un disco de una calidad musical notable, por momentos excelente incluso; vocalmente impecable, variado y dotado de un sonido vigoroso, oscuro y lleno de matices, que por nada del mundo un fan de la música comercial debería ignorar. Quizás no encuentres por aquí una canción histórica tamaño ‘Crazy In Love’, ‘Irreplaceable’, ‘Halo’ o ‘Drunk In Love’, pero sí una obra sólida de principio a fin que vuelve a demostrarnos que la evolución artística de Beyoncé desde ‘4’ es exactamente como queríamos.

1
David Bowie


blackstarDesde el lunes por la mañana en que conocimos su muerte, es inevitable que un escalofrío recorra el cuerpo al escuchar ‘★’. En una pirueta meta-artística en la que obra y vida -muerte, mejor dicho- de un artista confluyen de manera gloriosa y terrible, David Bowie nos estaba anticipando su inminente defunción a través de los surcos de este álbum final. Eso explica muchas cosas, si no todas, y obliga a juzgar esta obra desde una perspectiva nueva, inevitablemente. Pensar en los últimos 18 meses del artista británico, desde que le fuera diagnosticado el cáncer de hígado, pasando por la lucha contra la enfermedad y la asunción de que no podría vencerla, y culminando con la creación de un disco que ni siquiera sabría si podría finalizar o ver editado en vida (visualizando la fecha de su cumpleaños, su favorita, como el momento perfecto para su edición), es totalmente conmovedor.

Pero, obviando las circunstancias, David Bowie lanzaba un disco audaz y cautivador, valiente, que corría unos riesgos que nadie, salvo su espíritu siempre inquieto, le pedía. Con él escribía ya un nuevo y notable episodio de su carrera, a la altura de su leyenda. Apoyándose en la libertad del jazz y el kraut rock, inspirado por jóvenes artistas que rompen límites como Kendrick Lamar o Death Grips, esta vez ha amasado una obra densa, oscura como una ponzoña viscosa que recorre sinuosa, temible, casi cada segundo de sus 41 minutos, permitiendo puntuales y muy medidos espacios a la luminosidad de algunas melodías. Todo conforma su gran obra final, y no deja más remedio que descubrirse ante esta maniobra asombrosa: ‘★’ es un epitafio que retrata su salida de este mundo, pero será, probablemente, el portal de entrada para muchas generaciones, presentes y venideras a una carrera artística referencial, que ha cambiado y cambiará vidas.

La escisión de Fifth Harmony se convierte en un gran drama

22

camila-cabello-cryingAyer las fans de Fifth Harmony, autoras de ‘Work’, el vídeo de 2016 más visto en Youtube este año, vieron cómo su corazón se rompía al saber que Camila Cabello, una de las más carismáticas de la girl band, abandonaba el grupo. Hoy el drama comienza a adquirir proporciones épicas. Ayer se daba a conocer un comunicado de las cuatro integrantes que paradójicamente ahora forman la Quinta Armonía, en el que se despedían de Cabello, le deseaban lo mejor y estaban ilusionadas con su futuro, blablabla…

Sin embargo, aquel escrito era una versión editada y muy light del comunicado completo (podéis ver ambos aquí abajo y buscar las diferencias), que hoy ha visto la luz en el Twitter oficial de las chicas. En él, dejan en bastante mal lugar a Cabello, diciendo que, conscientes de las discrepancias, propusieron varias reuniones para encauzar la situación a las que Cabello directamente no se presentó. Además, aseguran que tuvieron que enterarse del abandono de Camila por medio de sus representantes, algo que esta, muy disgustada tras el escrito de sus ex-compañeras, ha negado.

A todo esto y para echar más leña al fuego, se ha filtrado una grabación de audio en la que los seguidores del grupo reconocen perfectamente a Lauren Jauregui, una de sus integrantes, diciendo que trabajan en condiciones de “esclavitud literalmente”. “Hacemos [el] puto curro cada día y no vemos nada”, dice también. Se desconoce de qué fecha puede proceder esa grabación y a qué se refiere, aunque se da la circunstancia, según Digital Spy, de que a principios de este año han cambiado de agencia de management. Lo único cierto es que la realidad de Fifth Harmony se parece cada vez más a las geniales parodias de Desahogada en su canal de Youtube.

El burlón espíritu 60s de Gabriella Cohen estará en Vida Festival 2017

0

gabriella-cohenEsta semana Vida Festival sigue confirmando artistas para su cartel de la edición 2017, que se celebrará entre los días 29 de junio y 2 de julio de el próximo año en Vilanova i la Geltrú. Tras confirmarse La Casa Azul, Real Estate y The Flaming Lips a lo largo de este año, hace unas semanas se dio a conocer una batería de nombres importantes como Phoenix, Fleet Foxes y Warpaint, entre otros. Ahora el festival también presenta las llamadas #VidaNextBigThing, bandas aún poco conocidas por las que el certamen catalán apuesta de manera particular.

La que hoy se anuncia en primicia desde JENESAISPOP es Gabriella Cohen. Cohen es una artista de Brisbane, Australia, que, tras formar parte de la banda de rock The Furrs, lanzó dos singles que, de forma inusitada, lograron más repercusión que su propia banda. Se trata de ‘I Don’t Feel So Alive’ y ‘Sever The Walls’, dos canciones afiladas en las que Cohen revive el espíritu del primer Lou Reed, aunque con una actitud socarrona y un sentido del humor propio de Adam Green.

Esos nombres, sumados al de la Angel Olsen más incisiva, son una referencia útil para describir, al menos en parte, lo que la artista refleja en ‘Full Disclosure and No Detail’, su disco de debut editado a principios de este mismo mes de diciembre. Psicodelia, ecos 50s y 60s y sentido del humor caracterizan las canciones de una artista que, como su compatriota Courtney Barnett, podría ser pronto una estrella internacional del rock. Veremos si se confirma en Vida Festival 2017.

Le Klein, Fruela y Javián, seleccionados para la semifinal española de Eurovisión

27

leklein-ouchRTVE ha desvelado esta tarde cuáles son las tres canciones semifinalistas para representar este año a España en Eurovisión. El público seleccionó 10 canciones entre 30 seleccionadas por la cadena de entre todos los cientos de propuestas recibidas online y ahora un jurado del que he tenido el placer de formar parte junto a Guille Milkyway de La Casa Azul, Juan Magán (presidiendo el jurado), Sheila Blanco y Pepe Herrero ha seleccionado 3 canciones votando de manera totalmente independiente y con libertad total.

Las canciones seleccionadas han sido el notable y contenido medio tiempo dance ‘Ouch’ de Le Klein, el tropical house / EDM de Fruela con ‘Live It Up’ y la propuesta de Javián, ‘No somos héroes’, una suerte de country bailable que podríamos vincular con el último éxito de Morat, a su vez a rebufo de los millones de copias vendidos por ‘Babel’ de Mumford & Sons.

El proceso está lejos de acabar aquí. Estas tres canciones serán presentadas en una gala que se retransmitirá a través de la red el 12 de enero. En ella se escogerá un ganador que después se enfrentará a otras canciones y artistas seleccionados por TVE. Esa última gala sí se emitirá en La 1 y en ella se escogerá definitivamente al representante español de Eurovisión.

Nelly Furtado y la estética de vídeo doméstico en ‘Pipe Dreams’

16

nelly-furtadoLa canadiense Nelly Furtado acaba de estrenar el vídeo oficial de ‘Pipe Dreams’, primer single de su próximo disco, ‘The Ride’. El estreno ha correspondido a Pitchfork que, en contra de lo que pudiera parecer, es bastante coherente si tenemos en cuenta que la canción suena bastante al R&B de inspiración 80s y 90s de los últimos trabajos de Blood Orange y Solange, elegido disco del año 2016 por esta publicación.

El vídeo nos muestra a Nelly interpretando la canción en el ámbito doméstico de un apartamento algo destartalado, que debió ser moderno allá por 1987. En consonancia con él, la artista es grabada en una película que es (o imita muy bien) la textura visual del VHS y las clásicas Handycam, con unos zoom bastante chancros. Incluso, para aventurar aún más el ambiente amateur de todo, el audio y las palabras que vemos decir a Furtado no están sincornizadas.

Como decíamos, ‘Pipe Dreams’ es el primer tema extraído de ‘The Ride’, que verá la luz el día 31 de marzo de 2017 y del que ya se conoce tanto su portada como su tracklist. También se sabe que ha sido producido por John Congleton, bastante conocido en el mundo alternativo por sus trabajos para artistas tan dispares como St Vincent, Wild Beasts, Bill Callahan, Future Islands, Franz Ferdinand o Brian Wilson. Congleton ha coescrito, además, ‘Pipe Dreams’ junto a Furtado.

La ínterprete de ‘Loose’ regresaba a la actividad este año tras una temporada en silencio, tras el fracaso comercial de ‘The Spirit Indestructible’. Primero, presentó una versión acústica de ‘Close To You’ de Calvin Harris, y más tarde dos nuevas canciones, las noventeras ‘Behind Your Back’ y ‘Island of Me’, que según las últimas informaciones no estarán en la versión normal de ‘The Ride’. Quién sabe si formarán parte de una edición Deluxe. O nada.

Tracklist:

Cold Hard Truth
Flatline
Carnival Games
Live
Paris Sun
Sticks and Stones
Magic
Pipe Dreams
Palaces
Tap Dancing
Right Road
Phoenix

Muere a los 48 años Rachel Owen, ex-pareja de Thom Yorke

10

rachel_owenRachel Owen, la que fuera durante 23 años pareja del vocalista de Radiohead, Thom Yorke, falleció el pasado domingo, según informa NME. Al parecer Owen, que contaba con solo 48 años, padecía un cáncer. Rachel Owen y Thom Yorke estuvieron juntos desde 1992 hasta 2015, cuando anunciaron públicamente su separación, una relación de la que nacieron sus dos hijos, Noah y Agnes.

Según aparece en un obituario del Colegio Pembroke de la Universidad de Oxford, Owen era profesora de lengua italiana en la prestigiosa universidad británica, y doctorada en los manuscritos ilustrados de la ‘Divina Comedia’ de Dante. Según ese texto, su salud se había visto muy dañada en los últimos tiempos, aunque acudió a sus clases hasta casi el último momento.

Recordemos que este año Radiohead publicaban ‘A Moon Shaped Pool’, uno de los discos de 2016 para nuestra redacción, y que en algunas letras del mismo Yorke trataba, precisamente, del fin de su relación con Owen. Varias canciones hacían referencia a “otras formas de amar” (‘Desert Island Disk’), si bien la más explícita parece ‘True Love Waits’, precisamente una canción que Radiohead venían interpretando en diferentes formas desde hace casi 20 años. De manera escalofriante, hoy esos “simplemente no te vayas, no te vayas” que se repiten en la canción cortan el aliento, cargados de un significado insospechado hasta hoy.

Sidonie, WAS y Viva Suecia, entre los confirmados de Granada Sound

0

sidonieLa 6ª edición de Granada Sound se celebrará los próximos días 22 y 23 de septiembre en el Paseo del Cortijo del Conde (Granada). Hoy la organización ha confirmado a Sidonie, ElyElla DJ’s, WAS, Viva Suecia y Arco. Cinco nuevas bandas que se unen a los ya confirmados Iván Ferreiro, Delafé, Toulouse y Julieta 21. Sidonie presentan su notable ‘El peor grupo del mundo‘, con el que han vuelto a sonar en las radiofórmulas del país, mientras WAS harán lo propio con el interesante ‘Gau Ama‘. Para cuando llegue septiembre de 2017 también habrá nuevo disco de Viva Suecia, del que JENESAISPOP ha estrenado su primer sencillo, ‘A dónde ir’. Finalmente, Arco es el que fuera compositor y cantante de El Puchero del Hortelano, que ha debutado solo con un largo llamado ‘UNO’. La nota de prensa revela que «tras el éxito de la edición anterior, Granada Sound contará con la colaboración de Granada, ciudad del rock. Una bonita iniciativa donde decenas de establecimientos de Granada formarán parte de una ruta de conciertos para disfrutar de actuaciones gratuitas en la ciudad, ofertas gastronómicas y más sorpresas que se irán descubriendo durante estos meses previos al festival. Además este año también se habilitará el servicio de buses lanzadera con salida desde varios puntos de la ciudad para facilitar el acceso al recinto. Muy pronto saldrán a la venta los primeros ticket-bus a precio PROMO (Oferta limitada)».

+ Compra tu abono para Granada Sound por 20 euros aquí

Muere El Hortelano, el pintor que ilustró el alma de la Movida

1

hortelanoEl País informa hoy de la muerte de José Alfonso Morera, más conocido como El Hortelano, pintor y dibujante asociado a la Movida madrileña, amigo de Ouka Leele, Ceesepe, Pedro Almodóvar y Alaska, entre otros, y que, además de pintar, ilustró portadas de libros y revistas, así como de discos, entre ellos ‘Al calor del amor en un bar’ de Gabinete Caligari, el single ‘Tierra’ de Radio Futura, ‘Mira que eres canalla’ de Aute o ‘El chico más pálido de la playa de Gros’ de Poch. El Hortelano ha muerto a los 62 años de cáncer de pulmón en el hospital Gregorio Marañón de Madrid.

Ha confirmado la muerte la misma Ouka Leele en Facebook a través de un precioso mensaje de despedida. «Quiero compartir con los que habéis conocido a nuestro querido amigo Pepito «El Hortelano», que hace un ratito ha comenzado su viaje hacia el cielo y que ha sido tranquilo y en paz», ha escrito. «Que siempre estará en nuestro corazón lleno de vida y alegría, Pepito Maravillas».

Nacido en Valencia en 1954, El Hortelano se mudó a Madrid a los 20 años y expuso por primera vez en 1980, cuando dio a conocer su obra ‘Moda’, extraída de su libro de 1979 ‘Europa Réquiem’. Más tarde, el pintor publica series de cuadros como ‘El Manifesto emocionado’, inspirado en el fallecimiento de su padre y hermano; ‘El perdón de los pecados’, sobre amor y esperanza, u ‘Osa mayor’, a través de la cual retrataría las estrellas de la constelación y en la que trabajaría desde 1996 hasta 2004. Durante estos años no dejaría de hacer portadas de revistas, libros, viñetas y las mencionadas cubiertas de discos.

En 2009, El Hortelano recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Ese año, en una interesante entrevista con Don’t Disturb Magazine, el pintor explicaba la motivación tras su obra: «quiero hacer feliz a la gente y dar mayor gloria a Dios y creador del Universo», decía. «Soy muy religioso. Si no fuera religioso no podría pintar. Aunque tengo influencias de todas las religiones. Creo en la divinidad del mundo, en que todo es mágico, en que hay vida después de la muerte… Creo que las cosas no están en este mundo porque sí. Hay algo divino en las razones de nuestra existencia».

Kokoshca estrenan vídeo escatológico y anuncian las fechas de su gira

0

kokoshca-noquedanadaLos navarros Kokoshca, autores recientemente de ‘Algo real‘, uno de los mejores discos de 2016 para nuestra redacción, estrenan hoy el vídeo para ‘No queda nada’, una de las canciones más decididas del álbum, y además anuncian las primeras fechas de su gira.

El vídeo rodado entre Donosti y Pamplona (bueno, no su final, sito en Nueva York) es un recorrido por bares que incluye rondas de chupitos, dj’s y visitas al WC. En muchos momentos es como una versión casera del mítico vídeo de ‘Smack My Bitch Up’ de The Prodigy. Ha sido dirigido por la propia banda con la ayuda de Gorka Beunza y de Iker Insausti, y además acompañan el lanzamiento de una nota en la que explican la canción, contrastándola con su gran himno ‘La fuerza’: «‘No queda nada’ es la cara oculta de nuestra canción ‘La Fuerza’. Si ésta era un canto báquico con cierto orgullo, ‘No queda nada’ es la visión fatigada y resignada de la rutinaria peregrinación por los bares cada semana». Las entradas para Madrid, donde tocan con Mujeres, están a la venta en Ticketea. El resto queda así:

6 de enero – Donosti – Dabadaba (con Espanto)
7 de enero – Pamplona – Nébula
28 de enero – Oviedo – Lata de Zinc
18 de febrero – Barcelona – Festival Cara B
24 de febrero – Madrid – Sala El Sol (con Mujeres)
25 de febrero – Santander
10 de marzo – Córdoba
11 de marzo – Granada – Planta Baja
24 de marzo – Sabiñánigo, Huesca
25 de marzo – Zaragoza
8 de abril – Sevilla – Sala X
19-20 de mayo – Madrid – Festival Tomavistas
1 de junio – Barcelona – Primavera Sound Festival
10-13 de agosto – Aranda de Duero – Sonorama

Trentemøller cambia de sala y horario en Madrid tras agotar entradas

0

TrentemøllerComo informamos hace unos días, Trentemøller actuará en España en febrero para presentar su último trabajo, ‘Fixion’. Lo hará acompañado de cinco músicos el 18 de febrero en la sala Apolo de Barcelona y el 17 de febrero en Madrid, pero este último no el Teatro Barceló, que era la localidad confirmada inicialmente, sino en la sala Vistalegre. Se ha anunciado este cambio de sala después de que el músico haya agotado entradas en Madrid. Hoy se han puesto a la venta nuevas entradas para este espectáculo y las ya adquiridas para el Teatro Barceló serán perfectamente válidas para la nueva sala. También hay cambio de horario para Madrid: el concierto pasa a ser a las 21.30.

Os dejamos con el recientemente publicado videoclip para ‘Complicated’, que incluye la colaboración vocal de Jehnny Beth de Savages y parece una canción de Portishead circa 2008 pasada por el filtro de New Order. La cantante interpretaba también otra de las canciones destacadas del disco, ‘River in Me’. Es, por cierto, el cuarto largo del músico y productor danés y el primero desde 2013, cuando editó el también notable ‘Lost’.

Las entradas, tanto para Madrid como para Barcelona, están disponibles en Ticketea.

El Lado Oscuro de la Broca / Poderosa

0

el-lado-oscuro-de-la-broca-poderosaMás definitorio no podía ser el título del segundo disco de El Lado Oscuro de la Broca. Lo que contiene es música poderosa, brutalista a veces, una rocosa masa sonora que avanza zumbando (literalmente) a toda velocidad en los algo menos de 40 minutos de duración del álbum. Repitiendo con el infalible Carlos Hernández como productor, la banda zamorana se alinea de inmediato entre lo mejor de la nueva generación de bandas de noise rock estatal como Disco! Las Palmeras o Juventud Juché (que también han modelado su sonido con Hernández). Pero ellos no se conforman simplemente con ser unos más. Para este ‘Poderosa’, ELODLB han buscado diferenciarse y, para hacerlo, huyeron de los epicentros de la modernidad urbana. Buscando la inspiración, viajaron en furgoneta por pueblos recónditos de su tierra, Castilla y León, y Portugal, vivían las costumbres, acompañaban las romerías y escuchaban los cantares populares. Aunque no es una influencia palpable en ‘Poderosa’ más allá de alguna percusión ocasional, sí se intuye que han buscado la sencillez de la música popular, mediante ganchos directos. Es de lo que presumían ‘Cartas al Apóstol’ (una de las 100 canciones del año para nosotros) y ‘Frenética’ (con la voz invitada de Maria G. Mieres, del grupo San Jerónimo), los dos arrebatadores adelantos que presentaron el disco meses atrás, y que aquí prolongan en ‘Ciclogéminis’, ‘Estados miembros’, ‘Trás-Os-Montes’, ‘Octo’ o ‘Ardimiento’, el intrincado tema final que arranca a lo Wire y se basa en un poema de David Refoyo. Quizá su mayor problema es que la notable inspiración melódica de sus dos “singles” sea el punto culminante del disco y que, aunque logren sostener la tensión de su rock durante la más de media hora que dura, no hay otras melodías que se igualen a estas. Esto hace que la excitación despertada por su arranque decaiga levemente a medida que avanza. Pero ‘Poderosa’ es un disco estupendo, increíblemente cohesionado y fuerte, que otorga a El Lado Oscuro de la Broca una posición preponderante en el rock alternativo de nuestro país, que es de lo que se trataba. Si siguen así, vendrán discos incluso mejores.

Calificación: 7/10
Lo mejor: ‘Cartas al Apóstol’, ‘Frenética’, ‘Octo’, ‘Estados miembros’
Te gustará si te gustan: Disco! Las Palmeras, Juventud Juché
Escúchalo: Spotify, Bandcamp
Cómpralo: El Genio Equivocado

The Weeknd actuará en FIB 2017

2

the-weeknd-maniaSe confirma actuación de The Weeknd en España para 2017. El cantante presentará su último disco, ‘Starboy’, en la próxima edición del Festival Internacional de Benicàssim, que tendrá lugar los días 13, 14, 15, y 16 de julio en la mencionada localidad valenciana. Sospechábamos que esto podía suceder después de que se anunciara que Abel Tesfaye tocaría en la próxima edición del festival portugués NOS Alive. Finalmente y para alegría de sus fans españoles, Tesfaye no se marchará de la península ibérica sin actuar en nuestro país para interpretar éxitos como ‘Starboy’, ‘Can’t Feel My Face’, ‘The Hills’ o ‘Earned It’.

The Weeknd se une como cabeza de cartel del FIB a Red Hot Chili Peppers, confirmados el pasado mes de noviembre. En nuestro artículo de análisis de esta confirmación nos preguntábamos si el FIB dispondría de pasta suficiente para agenciarse otro cabeza de cartel del tamaño de Red Hot o mayor y parece que sí: The Weeknd es uno de los artistas más exitosos actualmente en todo el mundo. ¿Prepara el festival más grandes nombres a su altura a confirmar en los próximos meses?

Además, el FIB confirma también en su cartel a Foals, autores en 2015 del otable ‘What Went Down‘, su disco más agresivo hasta la fecha, del que nuestro compañero Sergio del Amo escribía que «muestra equilibradamente cuál es el verdadero ADN de Foals» a través de canciones de rock robusto como ‘Mountain at My Gates’ que contenían influencias del afrobeat o el dreampop.

El narrador de historias Algora

0

algoraAlgora ha estrenado el videoclip de su nuevo single, ‘Europa y el bosque enamorado’, dirigido por Yago Partal y producido por NIEVE. El vídeo presenta tres escenarios, en primer lugar, un solitario Algora, aparentemente poseído por el mal, interpreta la canción ante la cámara con los ojos en blanco y cuernos; en segundo, el cantante narra la historia de la canción a unos niños desde un libro de cuentos, y en tercer lugar tenemos la historia en sí misma, representada a través de unas preciosas animaciones.

En la entrevista con Algora que publicábamos hace unos días, el autor de ‘Verbena’ nos contaba la historia detrás de ‘Europa y el bosque enamorado’. «Es una canción que habla concretamente de la homofobia», aseguraba. «En un primer momento quería hablar sobre la situación en Rusia, pero me di cuenta que el tema es desgraciadamente más universal. Quería que fuera un homenaje a las personas exiliadas, humilladas o asesinadas por ser quien son, pero cuando la terminé me di cuenta de que en realidad ese sentimiento de exilio conecta no solo con esa situación tan concreta de los homosexuales, sino también con lo que están viviendo ahora en Europa miles de refugiados de guerra».

El nuevo disco de Algora saldrá a principios de 2017 a través de El Genio Equivocado.

«Ya era hora» del nuevo disco de Chic

3

Chic_001a.jpgDespués del monumental éxito de ‘Get Lucky’ de Pharrell Williams junto a Nile Rodgers de Chic, el nuevo disco del grupo autor de ‘Good Times’ se esperaba primero para junio de 2015 y después para algún momento de 2016, pero no ha salido en ninguno de estos años. En marzo de 2015 incluso llegó a estrenarse el primer single, ‘I’ll Be There’, junto a un videoclip protagonizado por la modelo Karlie Kloss, pero no se ha vuelto a saber nada del disco. Durante la espera hemos escuchado a Rodgers paralelamente a través de proyectos de otras personas como Lady Gaga (su versión de ‘I Want Your Love’), Laura Mvula (‘Overcome’) o Christina Aguilera (‘Telepathy’). Por un momento hasta parecía que Chic iba a ser incluido en el Paseo de la Fama del Rock and Roll por fin antes de editar nuevo disco, algo que no hace desde 1992, cuando salió ‘Chic-ism’.

Pero hoy tenemos noticias de ‘It’s About Time’. Rodgers ha publicado un comunicado en su web que recoge NME en el que explica que el nuevo disco de Chic saldrá definitivamente en 2017 para coincidir con el cuarenta aniversario de la formación del grupo, así como de la apertura de Studio 54, la mítica discoteca que lo dio a conocer. Se anuncian «conciertos, afters, paquetes VIP, películas y singles» antes del lanzamiento del álbum y una «GRAN SORPRESA».

Rodgers asegura que el retrato del álbum se debe a no quería sacar un disco sobre la alegría de la vida «en un año en el que han habido tantas muertes». «La única manera de igualar la balanza de la negatividad es imponer un montón de positividad», ha continuado. «Así es como las escalas se igualan. No puede ser un poco, tienes que petarlo de verdad, así que 2017 es el año de pasarlo bien para nosotros. Pero en serio. Va a ser una locura».

No es un vídeo en directo más de Mechanismo

0

mechanismoMechanismo han publicado este año un disco de debut que les ha valido más de 100.000 escuchas en Spotify para su single ‘Proof of Life’ y comparaciones con gente como Morrissey, The Divine Comedy o Radiohead. A los mandos de la producción de ese largo encontramos a Manuel Cabezalí. Recogen así el fruto de 7 años de trabajo en los que sus miembros (procedentes de distintos lugares como Chicago, Mánchester o Madrid pero sitos en esta última ciudad) han venido editando EP’s y singles sueltos.

JENESAISPOP estrena el primero de una serie de temas de estudio grabados en directo de ese LP debut, que recibe el nombre de ‘The Forlorn Hope’. La elegida es la canción que cierra el disco, ‘Any Way’, una gran composición que encantará a los seguidores del delicado pop de Elbow o los que añoren a los Radiohead de ‘The Bends’. Una buena manera además de demostrar su valía en vivo con un vídeo muy pro realizado por Iván Martínez Segovia que poco tiene que ver con los directos habituales que se suben a Youtube. Mechanismo actúan el 21 de enero en Segovia, el 29 de enero en Toledo, el 4 de febrero en acústico en Madrid (Galería Cruz Bajo) y el 23 de marzo en la Sala El Sol de Madrid.

Primera canción en superar los 1.000 millones de streamings en Spotify

1

drake‘One Dance’, una de las mejores canciones de 2016 para nuestra redacción, es la primera canción de la historia en superar los 1.000 millones de escuchas en Spotify. Así, la plataforma de streaming puede presumir de acercarse a los números que suele manejar Youtube, donde ya varias canciones cuentan con más de 1.000 millones de visualizaciones, desde el ‘Gangnam Style’ a ‘Chandelier’ de Sia pasando por varios singles de Taylor Swift o Katy Perry.

El streaming es hoy también noticia porque Reino Unido va a recortar algo su importancia en las listas de éxitos. Si antes 100 escuchas lo equiparaban a 1 venta en iTunes o similar, ahora serán 150 las necesarias para equipararlo a 1 venta. Como se anunciaba desde el principio desde la IFPI, a medida que el mercado evolucione, ese baremo puede ir variando, pero lo seguro es que Reino Unido, un país en el que la lista oficial de singles siempre ha sido un acontecimiento nacional (antes se radiaba cada domingo por la tarde, ahora se hace cada viernes, siempre desde la emisora más importante del país, Radio 1 de la BBC), se ha aburrido ya de esas listas tomadas por el streaming que tienden a moverse bien poco. ‘One Dance’ era número 1 durante 15 semanas y aún ha de ser radiada semana tras semana al permanecer en el puesto 38.

«Gordon Cole» come donuts en el nuevo tráiler de Twin Peaks

3

gordoncole2016 tenía que haber sido el año en que disfrutáramos de la nueva temporada de Twin Peaks, pero no ha podido ser. Meses después del primer aviso, que impresionó a generaciones con apenas el rótulo del supuesto año de emisión, se comunicaba que se retrasaba a 2017. Y que nadie se queje, pues el proyecto estuvo a punto de quedarse en un cajón (o al menos de no ser dirigido por David Lynch) por problemas de producción entre el director y guionista y Showtime.

Hoy se comparte un tráiler que seguro entusiasmará a los fans de la serie, pues recurre a dos de las cosas más míticas de ‘Twin Peaks’. Una es el propio David Lynch, que aparece en el tráiler, y la otra son los donuts. David Lynch, que interpretó en la serie a Gordon Cole, un superior del agente Cooper, sordo como una tapia, volverá a aparecer en su propia serie, como este tráiler revela ya. Y de qué manera.

El rodaje de la nueva temporada terminó el pasado mes de agosto, si bien seguimos sin saber en qué mes exactamente de 2017 podremos ver los nuevos episodios. La música, como veis, continúa siendo del mítico Angelo Badalamenti, que tanto ha influido en el dream pop, después de que Lynch no pudiera contar para la banda sonora original de la serie con Cocteau Twins.

Anntona vuelve con ‘Una mierda como un castillo’

3

mierda-castilloEl guitarrista de Los Punsetes, Anntona, continúa con su carrera en solitario, que ha dejado discos tan notables como ‘En la cama con Anntona‘ o ‘Grandes males, remedios regulares‘ e himnos como ‘Podía volar’, ‘Tú hueles mejor’ o ‘Y además bastante fea’. El artista anunciaba hace unos días su nuevo álbum ‘Internacional’ a través de un divertido vídeo en redes sociales y Youtube, y hoy presenta el sencillo principal. La sorpresa es que su productor es Sebastián Litmanovich, que no es otro que Cineplexx, quien acaba de publicar el notable ‘Espejos‘ en Jabalina.

Su intervención puede notarse muy por encima en el nuevo single de Anntona, porque está claro que lo que entra por los ojos de la canción es su letra, su título y su vídeo. El corte se llama ‘Una mierda como un castillo’ y el artista presenta al oyente una serie de opciones en la vida, como cortarse el pelo, aprender francés o hacerse fan de Facto Delafé, mientras lo suyo, dice autocrítico y pesimista, es eso: «una mierda como un castillo».

No hay fecha de edición para ‘Internacional’, pero parece que su promoción coincidirá con la del nuevo disco de Los Punsetes, que ya han confirmado que lo que presentarán en lugares como Sunshine Suances será un nuevo álbum.

Tráiler de ‘Blade Runner 2049’ con Ryan Gosling y Harrison Ford

11

bladerunner2017Sony comparte hoy el primer tráiler en castellano de la nueva parte del clásico ‘Blade Runner’, toda una influencia para la cultura popular que marcó estéticamente a decenas de artistas y durante décadas. Escrita por Hampton Fancher y Michael Green, la nueva cinta se sitúa varias décadas después de la original de 1982, continuando la historia inicial escrita por Fancher y David Peoples, basada en la novela de Philip K. Dick ‘Los Androides Sueñan con Ovejas Eléctricas’.

En este caso Ridley Scott se ha encargado de la producción ejecutiva junto a Bill Carraro, mientras que la dirección es de Denis Villeneuve, a quien conocemos por films tan destacables como ‘Enemy‘, ‘La Llegada‘, ‘Sicario‘ o ‘Prisoners’. El tráiler en castellano muestra la deseada imagen de Ryan Gosling y Harrison Ford en una de las escenas. También Robin Wright, Dave Bautista, Sylvia Hoeks, Ana de Armas, Carla Juri, David Dastmalchian, Barkhad Abdi, Lennie James y Jared Leto forman parte del elenco.

El estreno de ‘Blade Runner 2049’ (os recordamos que la original de 1982 se inspiraba en 2019) está previsto para el 6 de octubre de 2017. La música será de Jóhann Jóhannsson, quien ya ha trabajado con Denis Villeneuve con anterioridad y además ha ganado un Globo de Oro por la música de ‘La teoría del todo‘.

Black Keys ceden y subirán su catálogo a Spotify

2

theblackkeysHace unos días decíamos que algo se estaba moviendo en Spotify y que, tras Metallica o los Beatles, no nos extrañaría ver pronto a Taylor Swift en la plataforma de streaming. Su single junto a Zayn ya ha aparecido en esta red y se sabe que sus equipos se han reunido para negociar recientemente.

Pero alguien se ha adelantado. Se trata de Black Keys. El grupo no tiene ninguno de sus dos últimos álbumes subidos a la plataforma de streaming (aunque sí sus singles sueltos, de ‘Lonely Boy’ a ‘Fever’) y ha sido muy crítico con Spotify tradicionalmente. En 2011 decían que «(los servicios de streaming) son cada vez más populares, pero todavía no estamos en el punto en el que se puede sustituir los royalties por las ventas por los royalties del streaming. Para un grupo que intenta vivir de la música, no está en un punto viable para nosotros». Ahora han decidido cambiar de opinión. En 2012 se reafirmaban: «Si Spotify fuera justo para los artistas, nuestra música estaría ahí. En iTunes sí son justos con los artistas». Ahora han cambiado de opinión.

Patrick Carney ha acudido a Twitter para explicarse: “después de 5 años de lucha contra esto, hemos acordado poner la música de los “Keys” en Spotify. Prefiero que la gente escuche nuestra música a que no la escuche. No hemos recibido ningún avance ni dinero. Todavía defiendo que se pague a los artistas justamente. Todavía soy una persona inquieta”.

La jugada de no estar en Spotify salía en principio redonda a The Black Keys y ‘El Camino’ se convirtió en un álbum superventas, superando holgadamente los 2 millones de unidades vendidos en todo el mundo. ‘Turn Blue’ dividió esas cifras por la mitad y, con el mercado cada vez más concentrado en el streaming, quizá el dúo ha decidido prevenir.

CeeLo Green promociona su nueva identidad fingiendo que le explota el móvil en la cara

3

ceelo-greenTodo artista ha de tener un poco de «attention whore» porque si no, ¿para qué te subes a un escenario? Pero lo de CeeLo Green este fin de semana ha ido un pasito más allá. Desde que arrasara con ‘Fuck You’ no ha vuelto a colar ni una sola canción en el Billboard Hot 100, su último álbum fue un fracaso y además ha tenido que enfrentarse a una acusación de violación (fue absuelto por falta de pruebas) y a una condena de 3 años de libertad condicional por suministro de éxtasis.

Ahora planea su regreso y no se le ha ocurrido otra cosa que montar un vídeo en el que le explota el teléfono móvil en la cara mientras lo está utilizando, hasta el punto de que termina supuestamente inconsciente en el suelo, todo ello solo para decir después que era bromi.

En un vídeo subido a su Facebook aparece diciendo que está vivo, que siente si a alguien le ha impactado el vídeo de primera, agradece a la gente que le quiere y se preocupa por él, pero viene a decir que el vídeo simplemente era parte de un proyecto más grande. Con él, presenta una nueva identidad, un personaje, que suponemos que protagonizará su nuevo disco y que se llamará Gnarly Davidson. Y para más inri, ya había algo llamado así.

The Weeknd actuará en Portugal el fin de semana de BBK. ¿Caerá fecha en España?

3

weeknd-starboyThe Weeknd visitará la península ibérica en 2017. Será para ofrecer un concierto en el festival portugués NOS Alive, que se celebra los días 6, 7 y 8 de julio en el Paseo Marítimo de Algés (Lisboa) y donde acaba de ser confirmado. La noticia nos interesa en España porque esta actuación tendrá lugar durante el mismo fin de semana en que se celebra el festival Bilbao BBK Live y solo una semana antes de que se celebre el Festival Internacional de Benicàssim, por lo que la probabilidad de que el cantante confirme dentro de poco el que sería su primer concierto en España es alta. ¿Se animará ahora que ‘Starboy’ con Daft Punk le ha dado su primer top 10 en nuestro país?

El cantante canadiense, de nombre real Abel Tesfaye, presentaría, por supuesto, su último disco, el recomendadoStarboy‘, que contiene mucha más calidad de la que hubiéramos imaginado en los tiempos de su anterior disco. Además de ‘Starboy’, canciones como ‘I Feel It Coming’, ‘True Colors’, ‘A Lonely Light’ o ‘Sidewalks’ conforman un trabajo de escucha entretenida y magníficamente producido, aunque quizá demasiado largo. Si se hubiera concentrado en su lado synth-pop estaríamos ante un gran disco.

Otros artistas confirmados en el cartel de NOS Alive son Depeche Mode, The xx, Foo Fighters y Alt-J. Más detalles, aquí.