Inicio Blog Página 886

Selena Gomez, Cardi B y Ozuna vs Marc Anthony, Will Smith y Bad Bunny: ¿quién ha logrado el “hit disfrutón” de la semana?

20

El pasado viernes se publicaba el anunciado nuevo single de DJ Snake rodeado de nombres de campanillas, tamaño Selena Gomez, Cardi B y Ozuna. Juntos perpetran ‘Taki Taki’, un tema en el que destaca el gancho que sirve el prácticamente infalible Ozuna y un “silbidito” de fondo que se adhiere como chicle masticado. Casi inevitablemente, el leit motif es un ritmo de inspiración caribeña-reggaetonera con el que William Grigahcine (nombre real de DJ Snake) busca hacerse con la cuota de pop latino, tras años trabajando al lado de referentes del estilo como Diplo o Dillon Francis. La participación de Gomez y Cardi B –este es su primer single post-maternidad–, limitadas a un par de versos, parecen en este caso accesorios. Incluso la rapera llega a apropiarse de algún verso de su amigo portorriqueño (juntos ya cantaron ‘La modelo’), ese que dice “el booty se me sale del traje, no traje “panticitos” pa que el nene no trabaje”.

Pero quizá el improvisado cuarteto no contaba con una competencia que les ha puesto muy difícil ser el “hit disfrutón” del fin de semana: se trata de un trío, en este caso, formado por Marc Anthony, Will Smith y Bad Bunny. Se trata de ‘Está rico’, un auténtico pepinazo pseudo-cumbiero con producción de los autores de ‘El anillo’ de JLo (todo queda en casa, ¿eh, Marc?) en el que los tres divos, incluido Smith (que ya mostrara su “cariño” por los sonidos latinos haciendo el tema oficial del Mundial de fútbol de Rusia junto con Nicky Jam), cantan –aunque sea un poco– en español. Además, estos se han adelantado y lanzado directamente el clip oficial, en el que simulan una partida de póker en los bajos fondos, rodeados de mujeres bailando, cádillacs y candelabros.

La competencia ha sido dura y, aunque ‘Taki Taki’ supera en visualizaciones globales a ‘Está rico’ con 13 millones frente a los 10 del single de Marc Anthony, parece que en España ha gustado más este último: su mencionado vídeo es el top 1 de Tendencias en Youtube España, por delante precisamente del de DJ Snake. Aunque es previsible que abra brecha cuando se lance el clip oficial que ya filmaron sus cuatro protagonistas, esto demuestra que el ex-marido de Jennifer Lopez está lejos de perder relevancia comercial.

Lana del Rey se enfrenta a Kanye West por sus nuevas manifestaciones en favor de Trump

46

Ayer Kanye West nos dejaba, como en un chiste, una noticia buena y otra mala: la buena era su reaparición en Saturday Night Live con tres actuaciones tirando a lo cómico; la mala, el retraso de su nuevo disco ‘Yandhi’, que no veía la luz el sábado 29 de septiembre tal y como había anunciado. Sin más noticias sobre ese teórico sucesor de ‘Ye’ –que, por cierto, es el nombre que quiere ahora Kanye que se use para referirse a él–, la resaca de su aparición televisiva está siendo intensa.

Al parecer, según narrábamos, West aprovechó su aparición en el programa para, a su término, dedicar al público del estudio un discurso político en pro de las políticas de Trump, según captó el actor Chris Rock en varios vídeos. Todo esto mientras lucía una de las gorras de la campaña electoral de Donald Trump con el lema “Make America Great Again”, que ya dio que hablar de por sí. Lejos de dejarlo estar, Kanye subía poco después a su cuenta de Instagram un primer plano de este símbolo, acompañado de una nueva manifestación de apoyo al presidente republicano, esta vez por sus iniciativas económicas: “esto [por la gorra] representa el bien y América siendo plena otra vez. Ya no nos abasteceremos de otros países. Construyamos fábricas aquí en América y creemos trabajos. Proveeré trabajos para todos los que sean liberados de las prisiones cuando abolamos la 13ª enmienda [Ndr: la que abolía, a su vez, la esclavitud]”, dice el texto que acompaña la imagen, enviado, eso sí, “con amor”.

Más allá de lo absurdamente confuso y lo insultantemente contradictorio del mensaje –como muchos usuarios de las redes le hacen ver, su conocida marca de zapatillas con la que se está forrando manufactura el producto en China–, el apoyo manifiesto a Trump –por más que él se cuide mucho de citarle expresamente– ha indignado a muchos. Entre otros, a Lana del Rey, que no se cortaba un pelo y contestaba a Ye con un comentario abierto: “Trump convirtiéndose en nuestro presidente fue un retroceso para el país, pero tu apoyo hacia él es una pérdida para la cultura. Apenas puedo asumir que conectes con su personalidad a un cierto nivel: ilusiones de grandeza, problemas graves de narcisismo –ninguno de los cuales sería digno de discusión si no estuviéramos hablando del hombre que dirige nuestro país”, le ha espetado Trump. “Si crees que es tolerable que apoyes a un hombre que considera que está bien agarrar a una mujer por el coño sólo porque es famoso, entonces necesitas el mismo tipo de intervención que él. Algo que tantos otros narcisistas no entenderán porque, sencillamente, no es bastante solución para ese problema”, concluía Lana, lanzando una auténtica bomba a West que ha sido apoyada y jaleada por muchos.

Carmen Boza: «Siempre que menciono como referente a Christina Aguilera, John Mayer o Alicia Keys, he tenido que enfrentarme a cierto descrédito»

3

Para sorpresa de muchos, entre los que me incluyo, Carmen Boza ha entregado en ‘La caja negra‘ uno de los trabajos más sólidos, excitantes y adictivos del año en nuestro país. Un disco áspero pero acogedor con numerosos recovecos líricos y musicales, con más influencias de R&B, soul contemporáneo y rap de los que su debut, más encasillable en el sector cantautor, auguraba. Por eso no podíamos perder la oportunidad de preguntarle a esta artista de La Línea de la Concepción sobre esta fascinante y visceral deriva.

Dado que no para de tocar –sus próximos shows son el 5 y el 6 de octubre en la Sala El Sol de Madrid, el primero ya sold out; el 12 de octubre en Málaga; y el 19 en Vigo–, optamos por hablar con ella sobre el viraje del sonido de su proyecto, su esmero en la producción, influencias –de Frank Ocean a Christina Aguilera pasando por SZA o The Weeknd–, el encaje de esos referentes en el ambiente de cantautores donde creció y el juicio constante al que se enfrenta una artista por ser mujer.

Hola, Carmen. ¿Qué tal? Enhorabuena por ‘La caja negra’, es un disco fantástico y magnético, sobre el que apetece volver una y otra vez después de las primeras escuchas, casi una rareza hoy en día. En primer lugar, ¿cómo de fuerte fue que tu disco fuera el álbum nacional más vendido, sólo por detrás de Arctic Monkeys? No preguntaré si lo esperabas, pero ¿lo soñabas?
Sinceramente fue algo muy fuerte, pero ninguna de las dos cosas fue ni esperado ni soñado, probablemente suene manido, pero sólo sueño con hacer mejores canciones, ellas me llevarán donde tengan que hacerlo y cualquier sitio al que me lleven será un buen lugar.

Y todo esto, desde la autogestión, tras abandonar una multinacional con la que no terminaste de entenderte. ¿Sabe así mejor?
Una tiene que ir haciendo su camino, tomando sus decisiones. Desde luego sabe mejor por la cantidad de veces y de gente que me ha podido decir: «es muy arriesgado», «no vas a poder hacerlo tú sola», callar bocas con los resultados del trabajo duro es de las mejores sensaciones.

«Callar bocas con los resultados del trabajo duro es de las mejores sensaciones»

Háblame del disco. ¿Cuál era tu premisa ante él, después de ‘La mansión de los espejos’, que hoy suena relativamente ajeno a estas canciones?
Mi premisa era hacer un álbum austero en elementos, pero sofisticado en cuanto al papel de esos elementos y los arreglos con los que se comunicaban entre sí. Y que todo esto estuviese siempre supeditado a las letras, que vistiesen de groove y aligerasen considerablemente las letras más asfixiantes que probablemente haya escrito en toda mi vida. Fue un reto enorme para mí enfrentarme a trabajar en un concepto tan definido teniendo yo tan poca experiencia en la producción.

Me parece un disco tremendamente valiente, casi una especie de todo-nada. ¿Tenías esa sensación cuando lo estabas escribiendo y grabando?
Absolutamente sí. Primero escribir las canciones fue un proceso lento, de escarbar dentro de mi cabeza y cambiar estribillos en muchas ocasiones, afinar frases de guitarra, etc… Luego, al respecto de la grabación, cuanto más pasaban las semanas y los meses y cuanto más me equivocaba probando e iba asumiendo que a las alturas que estábamos ya de la grabación las canciones no estaban ni cerca del sitio que quería para ellas, sabía que era todo-nada. Tirarlo a la basura y empezar de nuevo cuantas veces fuese necesario hasta dar, no con la perfección sino con mi excelencia, o no hacer música nunca más.

«Sabía que la gente que amaba los primeros vídeos de youtube, que quiere encerrarte en una jaula de oro y que cantes sus canciones para ellos exactamente como las recuerdan, no lo iban a entender de primeras»

Una de las cosas más sorprendentes de ‘La caja negra’ es la querencia por el R&B y el soul. Y hay que decir que ya en una entrevista de 2015 tú decías que la primera música que te removió fue la de Alicia Keys, Christina Aguilera o Destiny’s Child. ¿Crees que estas canciones te representan más que las antiguas?
Resumiendo diría que sí. Es un trabajo más consciente, más de expresión y liberación que de descubrimiento, como era el anterior.
A nivel composiciones todas mis canciones me representan con fidelidad, si bien ‘La Caja Negra’ presenta un setlist escrito a conciencia para este álbum y fruto de un momento vital complejo y de paso a otra etapa: cumplí 30 escribiéndolo y grabándolo). ‘LMDLE’ (‘La mansión de los espejos’) recoge mi sensibilidad de una época en que me dejaba influir más por la estética folk, songwriter americano, el pop que se hacía en España, que por las influencias que acumulé durante mi adolescencia y juventud, que aún no se habían asentado del todo.

¿Y cuál es el feedback sobre el disco de tus seguidores y colegas del circuito de cantautores, en el que creciste artísticamente?
¿Entienden esos referentes y les gustan?

El público tiene menos prejuicio que nosotros; yo sabía cuando estaba ya rehaciendo todas las maquetas de cero, -con los nuevos ritmos de batería, líneas de bajo, arreglos-, que mi gente iba a flipar cuando lo escuchase, pero también sabía que la gente que amaba los primeros vídeos de youtube, que quiere encerrarte en una jaula de oro y que cantes sus canciones para ellos exactamente como las recuerdan, no lo iban a entender de primeras. Es un disco que resulta fresco en cuanto a temática y a enfoque artístico, que te introduce a un universo que es muy mío y en el que, si estás a gusto, quieres quedarte un buen tiempo a explorar. En cuanto a mis referentes, siempre que los he mencionado he tenido que enfrentarme a cierto descrédito por no nombrar a The Beatles, Bob Dylan, Fito Páez, Sabina, o a muchos otros… y sí a Christina Aguilera, John Mayer, Alicia Keys, etc… Todos vivos. La mayoría de mis compañeros, con los que me desarrollé en el circuito, beben de un tipo de música que no denominaríamos «comercial». A muchos de los que no les gustan mis referentes les gusta la música que he hecho bebiendo de ahí. Eso puede generar muchas cosas: respeto, admiración, crítica, envidia… normalmente otros músicos suelen decirme que tengo mucho talento y que soy la hostia. Pero eso se le dice a todo el mundo, creo.

«Siempre que menciono como referente a Christina Aguilera, John Mayer, Alicia Keys, he tenido que enfrentarme a cierto descrédito»

Leí también que uno de tus discos favoritos recientes era ‘Ctrl’ de SZA. Desde entonces, ¿con qué otro álbum o artista de ese estilo te has enganchado?
¡¡¡Bueno, bueno!!! Es que ese disco no es normal. Llevo seis meses escuchándolo y aún no me he cansado. En esa onda estoy justo ahora con ‘Starboy’ de The Weeknd (que tiene un sonidazo modernísimo y es de 2016), ‘Blonde’ y ‘Channel Orange’ de Frank Ocean, ‘Black Messiah’ de D’Angelo, ‘Choose your weapon’ de Hiatus Kaiyote… Hay mucha gente muy joven haciendo cosas increíbles, músicos que tienen pasta y talento y estudian en Berklee y te cagas… Benditos sean. Con el que más flipo en este sentido es con Charlie Puth.

Por momentos, casi te arrancas a rapear. ¿Te atreverás a ir un poco más allá? ¿O incluso te has planteado colaborar con algún artista hip hop en el futuro? ¿Te interesa la efervescencia de esa escena en España?
Sí, me encantará. De hecho por ahí van a ir los tiros para el próximo álbum. La escena jazzy y hiphopera en España está en un muy buen momento, ahí están Big Menú (Barcelona) como referente total.

En el sonido del disco es básico el minimalismo guitarra-bajo-batería, tremendamente rico y contundente. ¿Sentías que te lo pedían estos temas en particular? ¿Cómo te has sentido dirigiendo la producción?
Estos temas necesitaban la potencia del silencio para expresarse y necesitan discurrir por la humildad de unos músicos que todavía se dejen influir por una canción. En ese sentido dirigir la producción fue el resultado de un proceso de ensayo-error muy largo y pesado para mí, pero en el que aprendí una lección enorme que entraña muchas pequeñas revelaciones.

He aprendido que en esta vida el tiempo que se nos da, sea el que sea, es para que definamos, perfilemos y llevemos a cabo nuestra propia visión, especialmente en los años de juventud; pienso que en un momento tan de mirar a través de la pantalla como otros viven su vida y de discursos motivacionales, hacerte tus propias ideas, ponerlas a prueba y enfrentarte a los riesgos que deriven de eso es lo único que me mantiene enfocada.

«Jode llevar desde los 15 años haciendo canciones para que alguien lo resuma con un «no toca mal la chica»»

Curiosamente, es un disco muy rico en matices, especialmente en cuanto a las guitarras, que me parecen brillantes. Dime cuánto cuesta que una chica sea apreciada como músico en el mundo del rock…
Lo que más quema es el ojo buscando el fallo siempre que una mujer emprende cualquier tipo de iniciativa. Luego cuesta hacer y deshacer tu disco muchas veces, perder dinero, equivocarte, triunfar y que nadie se entere, poner a prueba tu autoestima y dudar de tu propio valor y talento. Pero esto es lo mismo que le cuesta a cualquier hombre también.

Lo que jode de verdad es: «no le importa poner caras feas tocando», «esta lo peta porque está buena», tener 31 años y llevar desde los 15 años haciendo canciones para resumir con un «no toca mal la chica», perder 30 minutos de la prueba de sonido que dura 50 porque algo falla y todos están seguros que tú has puesto mal un cable. También pasan cosas increíbles como que una niña de 8 años mirándote tocar con la boca abierta, esté deseando llegar a su casa toda motivada para poner un FAM con cejilla bien de una puta vez.

Otro de los aspectos más singulares de ‘La caja negra’ son tus letras. Como decía en mi crítica, me llama la atención esa alternancia de frases muy crudas contrapuestas con otras muy enrevesadas y sonoras. ¿De dónde surgen frases como «el extravagante léxico anoréxico en el fondo, bulímico en la forma, se nos torna en norma»?
Surgen de experimentar con las palabras y de coger una idea simple expresada en una frase simple y deformarla hasta que tiene carácter y, sobre todo, ritmo.

Da la sensación que a veces ha primado más el sonido de las palabras que su semántica, ¿no? No es fácil tampoco desgranar qué quieres plasmar en ellas.
Hacer canciones es un arte que cada quien aborda como quiere, puede o sabe. En mi caso, como bien dices, suele primar más el sonido de las palabras que su significado. No obstante, es muy importante para mí comunicarme a través de mis textos y trato como te decía de darle las vueltas suficientes para no solo comunicarme sino analizarme y poner en tela de juicio mis propias ideas, las que salen del subconsciente.

Pero, al contrario, en la nota de prensa, te remontabas con enorme desnudez a tu infancia, a tu vida familiar… Y en algunas entrevistas desgranabas con amargura las penurias de ser una artista reconocida que tiene que subsistir poniendo copas por la noche. ¿Cuánto de expiación o de ahuyentar fantasmas tiene ‘La caja negra’?
‘La Caja Negra’ es en sí misma un artefacto creado con el fin de capturar y contener esa amargura, que si bien no tiene nada que ver con poner copas o vender seguros, está presente en mí desde que soy capaz de recordar y ha ido haciéndose adulta conmigo. Como decía, maquillo esa nebulosa en algo más asumible, menos terrible de lo que en realidad es para mí.

Uno de los últimos conciertos en los que se te ha podido ver es en el Empower Music Fest, un festival que nace con la premisa de incluir en su cartel a mujeres o bandas comandadas por mujeres. Es bonito, pero a la vez es una pena que la presencia femenina no se dé de una forma natural en los festivales, ¿no?
El concierto en el Empower Fest estuvo increíble. El ambiente era maravilloso, una crew de escenario y técnica formada prácticamente en su totalidad por mujeres que llevaban todo en tiempo y sonando increíble, muchas bandas muy buenas lideradas por mujeres o de formación paritaria y un público relajado y entregado como un gatito que se deja acariciar.
Es bonito y es una pena que no sea siempre así, aunque las veces que lo es, hay que disfrutarlo y apoyarlo para que tenga exposición e inspire a más personas a hacer las cosas bieeeen.

En Twitter he leído críticas al festival por parte de alguien tan prestigioso en la prensa musical como Patricia Godes, que dice que, en realidad, esta iniciativa «mantiene el statu quo patriarcal camuflado con nombres de mujer en el cartel». ¿Tienes una opinión al respecto?
Eh… la verdad es que no, pero tal vez la respuesta anterior pueda valer.

‘El reino’: y el Goya es para… Antonio de la Torre

9

En un célebre plano secuencia de ‘Uno de los nuestros’ (1990), el personaje que interpreta Ray Liotta entra en el Copacabana neoyorquino por la puerta de atrás: recorre los pasillos saludando y dando propinas, atraviesa la cocina como si estuviera en su casa y sale a la sala de fiestas, donde le ponen una mesa a pesar de que el local está lleno. Siete años después, Paul Thomas Anderson homenajea esta secuencia en la fabulosa escena de apertura de ‘Boogie Nights’ (1997), una de las presentaciones de personajes más extraordinarias de la historia del cine.

Rodrigo Sorogoyen, declarado admirador de Scorsese y Anderson, ha hecho en el comienzo de ‘El reino’ su particular homenaje a estas dos secuencias. Manuel López-Vidal, el político que interpreta de forma sensacional Antonio de la Torre (a quien después de seis nominaciones este año no se le escapa el Goya a mejor actor principal), entra en un restaurante de playa por la cocina, coge una bandeja de carabineros como si estuviera en su casa y se reúne con sus colegas de partido en la mesa donde están comiendo. El virtuosismo de la puesta en escena junto a la música techno de Olivier Arson (ex McEnroe), que acompaña toda la película de forma estudiadamente machacona, crea un contraste muy sugerente con ese costumbrismo casposo de comilonas de políticos autonómicos pagadas con tarjetas black.

Esta primera secuencia de ‘El reino’ se puede leer como una metafórica declaración de intenciones: la puerta de entrada a la cocina de la política española tiene forma de mariscada en un chiringuito valenciano. Tras la policíaca y callejera ‘Que Dios nos perdone’, Sorogoyen ha hecho ahora un vibrante thriller político de pasillos y despachos, una película de ladrones con los dedos manchados de gambas, que pasan del “te quiero un huevo” al no “me toques los cojones” en lo que tardan en acabarse una paella.

Las referencias a los recientes casos de corrupción son obvias, sobre todo a la trama Gürtel. Sin embargo, el director no lo utiliza como simple diana de dardos, sino como recurso narrativo, como una manera de ahorrarse explicaciones farragosas e innecesarias (todos más o menos las conocemos) y centrar la acción del filme en lo que realmente le interesa: por un lado, narrar la intimidad de un político corrupto y su lucha por salvar el culo; por otro, poner al espectador en una posición moralmente incómoda al intentar que nos identifiquemos narrativamente con el despreciable protagonista.

Que el discurso esté al lado y no delante (ni muy al fondo), es una de las decisiones más acertadas de la película. Por eso, cuando al final el mensaje aparece en primer término a través de la presencia de una periodista a lo Ana Pastor (que interpreta con sorprendente torpeza la habitualmente estupenda Bárbara Lennie), ‘El reino’ se convierte en lo que no había sido hasta ese momento: una película sobrexplicada, verbalizada y subrayada con boli rojo. Esto, y algunas interpretaciones que bordean la parodia histriónica (como la de Luis Zahera en la secuencia del balcón), ensucian un poco la que ya es, sin duda, una de las películas españolas del año. 8.

Kanye West actúa en la tele, pero no publica ‘Yandhi’ en la fecha indicada

22

Ha pasado la medianoche incluso en Los Ángeles y no encontramos disco nuevo de Kanye West ni siquiera en Tidal, por lo que oficialmente podemos decir que su nuevo largo ‘Yandhi’ no ha salido en la fecha que prometió a través de su Twitter, el sábado 29 de septiembre. Habrá que estar atentos en las próximas horas a su perfil en las plataformas digitales o a su cuenta de Twitter.

Más extraño todavía fue su paso por Saturday Night Live, donde no presentó ninguna de las canciones nuevas en contra de lo que esperábamos. Sí interpretó con Lil Pump su macrohit actual ‘I Love It’, el mayor éxito de West en muchísimo tiempo merced a su absurdo vídeo; un tema junto a Teyana Taylor que se filtró este verano y no ha salido de manera oficial, hasta el punto de que ni título oficial tiene (se le conoce como «We Got Love») y finalmente ‘Ghost Town’, una de las canciones clave del disco que sacó en junio, ‘Ye’, sobrenombre con el que se conoce a Kanye West actualmente.

Como recoge Pitchfork, Kanye también dio una especie de discurso político cuando SNL, anoche presentado por Adam Driver, terminó. Ahí fue cuando dijo que de importarle el racismo, hace tiempo que se habría marchado de Estados Unidos. Os dejamos con algunos de los vídeos, que no se han subido oficialmente a Youtube. No hay que perderse a Kanye West disfrazado de botella de agua Perrier.

The Field / Infinite Moment

1

«La esperanza es algo que he echado de menos en el clima social de nuestros días y este disco es un alivio para mí, una especie de confort, como un momento en que te sientes bien y no quieres que se acabe». Son palabras de Axel Willner, el hombre detrás de The Field, explicando el título de este nuevo álbum, el sexto ya de su carrera, que acaba de llegar al mercado cuando se han cumplido 11 años de su debut, el magistral ‘From Here We Go Sublime’.

Escuchar el nuevo disco, en cambio, es otra cosa. Es como si más bien The Field hubiera reflejado en estas seis pistas de -de nuevo- unos 10 minutos cada una la búsqueda de ese «momento infinito» más que su propia consecución. Así, la primera pista, ‘Made of Steel, Made of Stone’, que él mismo considera la piedra angular del largo, pues fue la primera que pudo concluir y la que hizo que el resto del disco fuera más fácil de hacer, empieza tremebunda y oscura, como un lamento ambient en el que poco a poco se van introduciendo la percusión y los teclados y sintetizadores, haciendo que la canción que termina tenga poco que ver con la canción que había empezado.

Aunque el álbum de baile de The Field quería ser oficialmente el anterior ‘The Follower‘, quedan resquicios en ‘Infinite Moment’, y a ese añadido percusivo se suma la pista 2, ‘Divide Now’, incluso pinchable. En ese sentido es una curiosidad el paréntesis drum&bass que esta presenta; de la misma manera que ‘Who Goes There’ contiene un anecdótico guiño a los tiempos del acid y el breakbeat.

Pero no ha sido el cometido de este disco hacer un homenaje a la electrónica de los años 90. Axel Willner usa tanto esos recursos como otros (las voces tan new-age de ‘Hear Your Voice’ o el ritmo machacón y la bruma de ‘Something Left, Something Right Something Wrong’) para contraponer el remanso, la paz y «la esperanza» buscados con el nervio, la agitación y la desesperanza. ‘Something Left, Something Right Something Wrong’ es como sumergirse en un bosque lleno de lodo, y sus sonidos parecen ráfagas de ideas que nos atormentan, pesadillas, malos recuerdos que nos asaltan o buenos que no somos capaces de retener demasiado bien.

‘Who Goes There’ son más lamentos desde las catacumbas, mientras el corte final y titular ha de representar esa vuelta a nuestros orígenes en la que nos gustaría quedarnos para siempre, a través de esa nota que se sostiene durante segundos y segundos y que rara vez se altera. ¿De verdad ha encontrado The Field la paz ansiada en estas 6 pistas? Quizá sí a lo largo de ellas, escuchen su abrupto final y decidan, pero lo seguro es que el solo planteamiento ha vuelto a merecer la pena.

Calificación: 7,5/10
Lo mejor: ‘Divide Now’, ‘Who Goes There’, ‘Infinite Moment’
Te gustará si te gustan: los anteriores.

La Canción del Día: ‘Again’ es uno de los grandes arranques de disco de la temporada

5

Han pasado por nuestra sección «canción del día» los dos singles principales de ‘The Art of Pretending to Swim‘ de Villagers, ‘A Trick of the Light‘ y ‘Fool‘, pero también merece la pena destacar de manera independiente el tercero, ‘Again’, que se presentaba a mediados de este mes a través de un sencillo «lyric video» y además abre el álbum.

Se trata de uno de los temas en que Conor J. O’Brien trata de manera más directa su fe en Dios, con la que dice haberse reconciliado, a su manera, durante los últimos años. No obstante, el trato de este tema es ambiguo, pues si bien el tema comienza diciendo «he encontrado de nuevo un lugar en mi corazón para Dios», el resto de la letra está sujeto a interpretaciones. O’Brien reconoce sentirse «solo de nuevo» más tarde y no se sabe muy bien si ese «gatear de nuevo hasta el caparazón» es un regreso placentero al lugar donde venimos… o un «arrastrarse» penoso más bien.

En sintonía, la canción empieza folk y preciosa sujeta a la guitarra acústica y a una cristalina línea de piano para enseguida enturbiarse con efectos, sintetizadores y sonido ambiente que no la hacen sonar nada relajada, sino misteriosa e inquieta. «I let it flow», plantea O’Brien en lo que parece la máxima de la producción de esta canción, que tanto engancha en la repetición de esos «again» adulterados, al modo en que lo habrían hecho Bon Iver o James Blake.

Los hermanos Almodóvar producirán una serie para Netflix en 2019

9

Este fin de semana se ha sabido que los hermanos Almodóvar preparan una serie para Netflix, si bien ejercerán de productores y Pedro, que esta semana ha cumplido 69 años, no se encargará ni del guión ni de dirigir la serie. Así lo ha anunciado Agustín Almodóvar durante una entrevista con EFE durante el Festival de Cine de San Sebastián, donde presenta la cinta ‘El ángel’ de Luis Ortega.

Sus declaraciones han sido: «Tenemos un proyecto para el año que viene con Netflix. Nosotros somos de la vieja escuela, nos encanta el cine en salas pero los nuevos tiempos demandan otros formatos de ficción, siempre que nos gusten a nosotros mismos, que somos los jueces más severos». Sobre la decisión de su hermano de no dirigir el proyecto, ha dicho: «Pedro siempre tiene en cartera muchas historias, pero no le veo en una serie. Es director de largometrajes, es su formato, aunque puede que inspire una serie por derechos que tenemos adquiridos».

‘Dolor y gloria’ será la próxima película de Pedro Almodóvar, con un estreno previsto para principios de 2019 tras haberse finalizado su rodaje este mismo mes de septiembre. Aunque hablando de series, alguien podrá argüir que ‘Mujeres’ de Felix Sabroso y Dunia Ayaso, en 2006 emitida por La 2, tenía mucho de serie Almodóvar…

Soraya Arnelas también tiene su “chico con mochila” en su versión de ‘Swish Swish’

8

Soraya Arnelas se ha proclamado ganadora del primer programa este viernes de la nueva temporada de Tu Cara Me Suena, con una imitación de Katy Perry haciendo ‘Swish Swish’ inspirada en el icónico paso de la cantante por Saturday Night Live. Si el programa no escatimó en maquillaje, peluquería, extras o atrezo, tampoco se olvidó de la intervención del “Chico con Mochila” haciendo el baile llamado “flossing”, sin duda lo que mejor ha salido a Katy Perry de toda la era ‘Witness’.

El programa también contó con imitaciones de Elena Foureira con ‘Fuego’ a cargo de Mimi Doblas de OT2017 (curiosamente en España ‘Ya no quiero na’ ha sido una canción mucho más exitosa que la propia ‘Fuego’), Robbie Williams con ‘Rock DJ’ a cargo de Jordi Coll o ‘Dame tu cosita’ a cargo de Anabel Alonso. Puedes ver todas las actuaciones en la web oficial del programa.

Tu Cara Me Suena ha llegado así ya a su séptima temporada, y lo ha hecho como líder de audiencia, sumando 2.648.000 espectadores y quedándose el minuto de oro del día. Además, pudo hacer a Antena 3 líder de este viernes 28 de septiembre pese a que la cadena se va a quedar a casi 2 puntos de ser líder este mes, por detrás de Telecinco.

‘Shallow’ es una balada poderosa, melodramática, calculadamente desgarrada

86

Parte de la redacción evalúa el primer single de la banda sonora de ‘Ha nacido una estrella’.

Los responsables del trailer de ‘Ha nacido una estrella’ acertaron de lleno con la parte de ‘Shallow’ que decidieron mostrar, porque es claramente la mejor. Lo malo es eso: que, cuando escuchas la canción completa, pocas sorpresas te llevas. Por supuesto no es un mal tema: es una canción correcta de corte clásico, que como decían mis compañeros puede recordar a dos musicales más o menos recientes como son ‘Once’ y ‘Begin Again’, pero le falta ese «algo» para llegar a ser LA balada de épica in crescendo que podría llegar a ser. El post-estribillo resulta algo desganado para lo buena que puede ser la neoyorquina componiendo, a pesar de que paradójicamente ese «sha-la-la-low» sea 100% Gaga; en cambio, las estrofas son bastante eficaces a la hora de describir a dos personas perdidas que, al encontrarse, se ayudarán (¿o no?) mutuamente. En cuanto a la interpretación, la parte de Gaga barre a la de Cooper, como cabría esperar (brillando ella especialmente en el estribillo y en el puente), pero las dos voces no suena nada mal juntas, y comercialmente la combinación parece que les está funcionando bastante bien. En conclusión -y salvo que me tenga que tragar mis palabras porque esto acabe siendo un grower que no vi venir- aunque ‘Shallow’ tenga sus momentazos, guardo más esperanzas en ‘Is That Alright’ (por lo poco que hemos escuchado) y en el resto de temas de la BSO». Pablo N. Tocino.

“La intención de Universal era no sacar singles de la banda sonora de ‘Ha nacido una estrella’ antes del estreno y, una vez que se han decidido, la decisión parece un error. ‘Shallow’ se presenta con el ruido de fondo de la película (?), sosteniéndose únicamente en un subidón a cargo de Lady Gaga que llega como demasiado pronto, para dar por terminada la canción demasiado pronto también, en una pista que parece pedir durar 5 minutos en vez de 3. La melodía inicial no está mal, parece acercarse a canciones clásicas acústicas en la estela de ‘Dust in the Wind’, pero esta grabación sobre todo te hace preguntarte qué pasa antes en la película y qué pasa después: es totalmente dependiente del guión y fuera de él deja algo frío, cuando seguro que una vez vista la película, todo cobra sentido y se pega como la canción principal de ‘Once’«. Sebas E. Alonso.

«Nunca me gustaron los discos en directo, la verdad, salvo contadas ocasiones. Aunque si algo odio de verdad en esta vida es un falso disco en directo, con los aplausos y vítores manipulados y forzados. Y un claro ejemplo es el de este ‘Shallow’. ¿De verdad costaba mucho limpiar esa pista, que asumo suena así en la película, de lo que es evidentemente una canción grabada en un estudio? Ya me respondo yo: no costaba nada. Es, como la cochambrosilla producción que se cargaba lo bueno que había en ‘Joanne’, una de las dudosas decisiones que rodean a veces a Lady Gaga, aparentemente guiada por su peor enemigo. Y eso que la canción es mona –jamás hubiera atribuido este tema a Mark Ronson y Andrew Wyatt–, especialmente en su arranque acústico. Pero acaba malograda por el arranque de grandilocuencia de stadium rock de su último minuto, totalmente innecesario, una épica de centro comercial insufrible». Raúl Guillén.

«El único pero que le pongo a ‘Shallow’ son esos aplausos y ovaciones del principio, que tratan de simular una actuación en directo pero que resultan demasiado postizos. Nada más que objetar. ‘Shallow’ no esconde su categoría de canción cinematográfica, su pretensión de ser un tema “bigger-than-life”. Es una balada poderosa, melodramática, calculadamente desgarrada, algo impostada en su emoción quizás, empezando por esa guitarra a lo ‘More Than Words’, continuando con la factura clásica de hit adulto, su muy cuidado crescendo… Otra muestra más de que la evolución de Lady Gaga a gran diva de la canción le está saliendo estupendamente bien. Y, por supuesto, se merienda a Bradley Cooper. Pero eso era ya previsible». Mireia Pería.

¿Qué te ha parecido 'Shallow' de Lady Gaga y Bradley Cooper?

Ver resultados

Cargando ... Cargando ...

Chromeo / Head Over Heels

2

La pretenciosidad nunca ha sido el objetivo de Chromeo, que siempre han apostado por la diversión, el humor y la pista de baile a lo largo de su discografía, dejando por el camino auténticos temazos como ‘Night By Night’, ‘Don’t Turn The Light On’, ‘Fancy Footwork’ o ‘Jealous (I Ain’t With It)’. Cuatro años después del disco que contenía este último, ‘White Women‘, el dúo formado por David Macklovitch y Patrick Gemayel y autodenominado “la única unión judeoárabe exitosa de la historia de la Humanidad” volvía este verano con el que es ya su quinto trabajo, ‘Head Over Heels’, de nuevo con una referencia a tacones / piernas / pies (¿o es a la canción de Tears For Fears?). Para su nuevo álbum, los de Montreal han confiado la producción en viejos conocidos suyos como Oligee (colaborador también de Foster The People y Ciara), y nuevos nombres para ellos como los históricos Raphael Saadiq (Whitney, Joss Stone, TLC) y Rodney Jerkins (Beyoncé, Lady Gaga, Michael Jackson, Jennifer Lopez), además de Ammo (Katy Perry, Fifth Harmony), John Cunningham (XXXTentacion), Vaughn Oliver (Poppy, Yelle, Betty Who) y, por supuesto, ellos mismos.

Todo esto resulta en un álbum que, de nuevo, apuesta por el sonido disco-funk y las letras sencillas (y a veces un poco rancias), y donde tienen cabida distintas colaboraciones. Y es que, si en ‘White Women’ ya intervinieron Ezra Koenig, Pat Mahoney de LCD Soundsystem y hasta Solange, aquí volvemos a tener estrellas invitadas; en este caso, el bajista Pino Palladino (que os sonará por haber tocado para The Who y D’Angelo), DRAM, Amber Mark, French Montana, The-Dream y Stefflon Don. En algunos casos estas colaboraciones son un acierto, como pasa con ‘Just Friends’ con Amber Mark, o el single ‘Must’ve Been’ junto a DRAM, y en otras ocasiones son un experimento que no pega mucho (la canción con Montana y Don) o se quedan a medio camino (‘Bedroom Calling’). El álbum se acerca más a Maroon 5 que a Daft Punk y Prince, y peca de algo que, tratándose de Chromeo, es casi un delito: se hace pesado, hay momentos en los que acaba aburriendo, con temas especialmente genéricos como ‘One Track Mind’… aunque contenga curiosidades como ‘Right Back Home to You’ (un interludio bastante conseguido) y canciones que sí recuerdan a las grandes del grupo, como ‘Bad Decision’ o, sobre todo, ‘Room Service’.

Y es que probablemente el dúo no haya elegido ‘Room Service’ como single por su duración, pero aun así esto es un error: el tema que cierra ‘Head Over Heels’ es bastante mejor que dos de los cuatro singles editados (‘Bad Decision’ y la ya mencionada ‘Must’ve Been’ son los dos que sí, de ‘Juice’ funciona mejor el videoclip que la propia canción) y de hecho acaba resumiendo y reuniendo las mejores características del grupo. Encontramos, pues, buen rollo a raudales y lo que parece un mensaje doble a sus fans: una letra que invita al autodisfrute desde el comienzo (“go ahead and steal the shampoo / take the robe too / it’s all about yoy, this weekend / we’ve been working too hard”) hasta un outro que está directamente dedicado a ellos. ¿Alguien más ve que han encontrado la candidata perfecta para despedir sus conciertos a partir de ahora?

Calificación: 5,8/10
Te gustará si te gusta: Maroon 5, Daft Punk, Prince, Varry Brava, Bruno Mars
Lo mejor: ‘Bad Decision’, ‘Room Service’, ‘Must Have Been’
Escúchalo: Spotify

Ethan Hawke, en crisis espiritual en ‘El reverendo’, la última y brillante película de Paul Schrader

2

Paul Schrader, guionista de ‘Taxi Driver’ y ‘Toro salvaje’, y director de películas tan aclamadas como ‘Mishima’, ‘Posibilidad de escape’ o ‘Aflicción’, llevaba años artísticamente poco inspirado y sin conseguir realizar ninguna película que generara el entusiasmo de las mencionadas. Desde el Festival de Venecia del año pasado, ya llegaban rumores de que esa mala racha se había roto con ‘El reverendo’, película sobre un pastor evangélico en una pequeña iglesia de Nueva York sumido en una especie de crisis espiritual y marcado por el dolor de la pérdida de su hijo en la Guerra de Irak. Y así ha sido.

El filme comienza con unos créditos que inevitablemente recuerdan a la época del Hollywood dorado, y en formato cuadrado (4:3), presentando con largos planos la iglesia donde vive y ejerce el protagonista. Desde el mismo momento en el que nos los presentan, ya se palpa el dolor y el tormento que sienten todos los personajes: gente perdida y atormentada que lucha por encontrar algún motivo para seguir viviendo. No es gratuito que entre todos sus conflictos personales, la religión se presente como telón de fondo, ya que Schrader se crió en una estricta fe cristiana, y es uno de los temas que han marcado toda su trayectoria como cineasta. Para representar este entorno, recurre a tonos grises e invernales utilizados sabiamente para plasmar el drama y las dudas existenciales de sus personajes a la deriva. El director confía en un estupendo Ethan Hawke para encarnar al reverendo en una de esas interpretaciones introspectivas que requieren mucho más esfuerzo del que parece, pues es un personaje lleno de contradicciones internas bajo una total seriedad y con una fachada de normalidad aparente. De hecho, tanto el diseño de producción como las interpretaciones son absolutamente sobrias. Amanda Seyfried, quien poco a poco va demostrando que es una actriz mucho más versátil de lo que pudiese parecer, interpreta a la mujer de un activista sumido en una enorme depresión que acude habitualmente a la iglesia del protagonista.

El filme sorprende por sus largos planos y un ritmo decididamente pausado en el que nos encontramos con diálogos espléndidos que aguardan reflexiones muy profundas sobre la fe. No es una película fácil, pues exige al espectador una implicación total para apreciar la evolución del fascinante protagonista y para no pasar por alto todos los temas tan diversos que Schrader pone sobre la mesa más allá de la evidente crítica a las religiones, como la radicalización, el terrorismo, la represión, la muerte, etc.

Dejando a un lado el existencialismo y la sobriedad de la propuesta, hay una secuencia decisiva (que no desvelaremos) en la que Schrader permite que la narración se deje llevar exclusivamente por las emociones de sus personajes. Una decisión arriesgadísima, con la que dividirá a la audiencia –pues supone una ruptura total con todo lo anterior-, pero que desde aquí reivindicamos como brillante. Y ese no es el único riesgo que toma el director, el otro llegará con uno de los finales más radicales e impactantes que se han visto en mucho tiempo. De los que logran que la película cobre aún más fuerza y que se quede contigo durante varios días. 8.

La Canción del Día: Juanita Banana cantaron a la adicción a los Cheetos antes del ingreso de Lil Xan

2

«Mi madre me decía que el alcohol me haría perder la dignidad / Mi padre me decía que las drogas me podrían destrozar / y mientras me echaban la charla me daban / Cheetos para merendar». Esta y no otra es sin duda la canción que escuchar en la semana en que se ha conocido la noticia de que el rapero de moda Lil Xan ha sido ingresado por adicción a los Cheetos picantes. Un médico ha explicado lo que ha podido pasar y la marca ha tenido que enviar un comunicado recomendando el consumo moderado si se tiene algún tipo de problema con el picante.

Pero picantes o no, los Cheetos tienen aditivos alimentarios adictivos por un tubo y esto es lo que preocupa a Juanita Banana, el grupo de Madrid formado por Amalia (teclado y coros), Rita (bajo y coros), Laura (guitarra y voz), Supercarmen (batería y voz) y Carla (saxofón y coros), que abre su EP de debut con el tema ‘Glutamato’. Una referencia al aditivo alimentario que ha sido tan cuestionado y cuyo protagonismo musical ahora no puede sino sonarnos trendsetter (aunque antes estuvieron Glutamato Ye Ye). Esta es la canción principal del EP del grupo, llamado ‘Cucarachas’, en el que se entregan al garage y al rock ‘n’ roll con una importancia considerable del mencionado saxo y de los instrumentales tipo surf. De The Shadows a la banda sonora de ‘La Pantera Rosa’.

Citan entre sus referencias a gente como The Cramps o The Ventures y, «cómo no, The 5, 6, 7, 8’s», y ya se las ha visto actuar en diversos escenarios de todo el país. Tras una nueva presentación en Madrid en los últimos días, son una sabia elección para abrir el concierto de Airbag este sábado 29 de septiembre en el ciclo San Miguel Explorers Conectados de Málaga (más información, aquí). Aunque menos punk pop, con el veterano grupo de Madrid ahora fichado por Sonido Muchacho, comparten el gusto por la estética cinematográfica, el espíritu retro y el trato de la cotidianeidad: Juanita Banana han decidido cerrar su EP con un tema llamado ‘Procrastinar’.

Eminem supera el millón de copias en 3 semanas con ‘Kamikaze’; ‘Ye’ de Kanye West, ni en 3 meses

19
Hits


Aunque se adivinaba con los datazos de su primera semana en todo el mundo, pero sobre todo Estados Unidos y Reino Unido, Eminem ha rebasado con ‘Kamikaze’ el millón de unidades despachadas a nivel global en tan solo 3 semanas. Así lo estiman los cálculos de Mediatraffic, que incluyen streaming, y lo evidencian las cifras a nivel global: oro ya en Reino Unido, oro ya en Estados Unidos, además de número 1 en Italia, Irlanda, Holanda, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Australia, etcétera.Aunque los datos en España son tibios, a estas alturas no puede caber duda alguna de que Eminem ha acertado con ‘Kamikaze’ y le ha devuelto el éxito que no conseguía ‘Revival’. Este se acerca a los 2 millones de unidades, que está muy bien, pero es cuestión de muy pocas semanas que el nuevo lo rebase, situándose como uno de los mayores éxitos comerciales de 2018. Ya lo es, pues por ejemplo ocupa su 4ª semana en el top 1 en Reino Unido, y la pregunta es cuál será su techo. ¿Terminarán de triunfar sus singles sueltos o estará el mundo demasiado concentrado en su “diss track” suelta ‘Killshot’?

Flops


Quien mucho abarca, poco aprieta. Así podríamos resumir la trayectoria de ‘Ye’, el disco con el que Kanye West nos sorprendía el 1 de junio. Ha producido otros cuatro colaborativos o para otras personas este año y este sábado 29 lanza otro más, promocionándolo en SNL. Ahora sí que sí, el mundo se va a olvidar de ‘Ye’.

El arranque del disco no fue malo: le dio un nuevo número 1 en Estados Unidos, y un nuevo top 10 para uno de sus temas, el inmediato ‘Yikes’. Sin embargo, después no ha tenido el mismo recorrido que otros discos suyos, en parte por su falta de promoción, pues él es más de pasar de una cosa a otra rápidamente. El largo pasa su 16ª semana en el número 78 del Billboard 200 (donde por cierto aún resiste ‘The Life of Pablo’) y no encontramos ninguno de sus sencillos en el top 100: únicamente ‘I Love It’, su macroéxito con Lil Pump, que lleva 2 semanas en el top 1 global de Spotify. Es el mayor hit de West en mucho tiempo, y no, no procede de ‘Ye’.

Volviendo a ‘Ye’, sus 9 semanas en el top 75 británico, 2 semanas en las listas francesas, 2 semanas en las españolas o las alemanas… solo pueden saber a flop. Y es que en algunos países ya cuenta el streaming, pero es que además se ha editado disco físico tanto en CD como en vinilo. Aun así, el impacto del disco parece a día de hoy nulo, atascado cerca de las 800.000 unidades, por debajo de los últimos de Katy Perry o Justin Timberlake. ¿Podrá resolver el desaguisado ‘Yahndi’ a su vez recordando que ‘Ye’ existía?

Habrá disco póstumo con temas inéditos de Leonard Cohen

7

Leonard Cohen dijo que estaba preparado para morir en una gran entrevista que cualquier día es bueno para recordar, pero luego desmintió sentirse mal, y nadie esperaba que falleciera tan poco tiempo después de la declaración y de la edición de su disco ‘You Want It Darker’. Como se sentía bien, siguió trabajando, y el cantautor dejó algunas canciones sin terminar, algo habitual de los últimos años, cuando incluso estrenaba pistas inéditas en directo.

Ahora se ha sabido algo más sobre aquellas pistas, gracias a una entrevista concedida por su hijo Adam Cohen a un medio canadiense, en la que ha dicho: «he estado acabando unas pocas canciones más suyas, que empezamos juntos en el último disco, así que su voz literalmente está en mi vida. Es un lío extraño pero delicioso».

Adam, que colaboró con su padre en ‘You Want It Darker’, continúa: «para ser breve, creo que hay algunas canciones nuevas realmente bonitas de Leonard Cohen que nadie ha escuchado y que en algún momento van a salir». Curiosamente, parece que no seguirán la senda de sus tres últimos discos, que conformaban más o menos una trilogía. De hecho, no tratará el tema de la muerte como sucedía con ‘You Want It Darker’: «recuerda a su trabajo más viejo, a algo más romántico». Sobre la pertinencia del proyecto dice: «son canciones que él quería ver terminadas, son lecturas increíblemente poderosas que se ajustaron a música. Va a sorprender y complacer».

A la espera de que este lanzamiento se materialice, este martes 2 de octubre sale al mercado una colección de poemas de Leonard Cohen llamada ‘The Flame’.

No te pierdas: Kokoscha rompen arquetipos (y caderas) con la cumbia rock ‘Bom Bom’, adelanto de ‘El mal’

2

Kokoshca se ha consolidado con discos como ‘Hay una luz’ y ‘Algo real’, luchando decididamente por perdurar y abandonar la esfera exclusivamente underground. Por eso ‘El mal’, su tercer largo anunciado días atrás, es sin duda un paso importante para avanzar en ese camino. Y, a tenor de su primer adelanto sonoro, no cabe duda de que el cuarteto de Pamplona ha apostado fuerte para, como mínimo, no dejar indiferente a nadie.

Se trata de ‘Bom Bom’, una canción que, no exenta de guitarras, está drásticamente marcada por un exuberante ritmo cumbiero y un palpable minimalismo. Aunque en realidad la canción tiene de todo, incluido un primer estribillo –en el que Amaia canta “prefiero odiar que no sentir nada”– que, al detenerse, parece un pre-coro. Sin embargo, la recta final del tema, ya plena de espíritu salsero, revela que ese es el auténtico gancho del tema.

‘El mal’ contiene 12 nuevas canciones producidas por Kaki Arkarazo (Kortatu, Chucho) y Luis F. Bayo (del grupo Espanto) que, aunque eminentemente oscuras, tendrán de todo: “hay folk sintético, rock ibérico y psicodelia castiza, guiños al glam rock, estructuras imposibles, desarrollos instrumentales inesperados, coros griegos e incluso acercamientos a los ritmos pseudolatinos… [Ndr: en clara referencia a ‘Bom Bom’] sorpresas en cada surco”. ‘El mal’ se publica a través del sello Sonido Muchacho el próximo 9 de noviembre.

Tracklist de ‘El mal’:
1.El Rey
2.Calle Lloviendo
3.Alarma
4.Seguiremos en Pie
5.Me arranqué la piel
6.Frío
7.Txomin
8.Las Chicas
9.Tarde
10.El leviatán
11.Bom Bom
12.El Mal

The Chemical Brothers regresan con el contraste minimal/maximal de ‘Free Yourself’

1

Ed Simons y Tom Rowlands, o lo que es lo mismo, The Chemical Brothers regresan hoy a la actualidad discográfica con un nuevo single, el primero de autoría propia desde que en 2015 publicaran ‘Born In The Echoes’. Se titula ‘Free Yourself’ y sorprende con un comienzo minimalista en el que una voz femenina entona con frialdad robótica–recordándonos a los momentos de LCD Soundsystem en los que canta Nancy Wang– las palabras “libérate / libérame / baila / libérate / liberalos / baila / libéranos”. Hasta que, sn perder ese patrón, unas percusiones rompen la dinámica y unos sintetizadores ácidos estallan, propulsando el carácter bailable del tema.

El lanzamiento de ‘Free Yourself’ ha sido adelantado con varios teasers de lo que parece será su vídeo oficial, que imaginamos caerá en breve. Abren así un nuevo periodo productivo del dúo británico, encaminado, esperamos, hacia el que sería su décimo disco de estudio tras un ‘Born In The Echoes’. Un disco notable con el que recuperarían la relevancia de sus primeros años. Tras este álbum, Simons y Rowlands han dedicado la mayor parte de los 3 últimos años a presentarlo en un poderoso espectáculo en vivo que hemos podido ver en España en diversas ocasiones, tanto en el FIB, como en BIME y BBK Live! o, más recientemente, en Low Festival. Shows en los que ya ha venido sonado este nuevo single, por cierto.

Desde entonces, la producción musical de The Chemical Brothers se había limitado a un single inédito llamado ‘C-h-e-m-i-c-a-l’ y, más recientemente, a una versión de ‘I Never Asked To Be Your Mountain’ de Tim Buckley para un disco homenaje al cantautor norteamericano, acompañados por Beth Orton, una figura fundamental en su éxito gracias a sus aportaciones en los dos primeros discos del dúo.

La canción del día: ‘Hoy la bestia cena en casa’ de Zahara es un poderoso himno contra la misoginia

61

Zahara ha compartido esta medianoche el «radio edit» de su nuevo single, ‘Hoy la bestia cena en casa’, que a pesar de estar editado, se extiende hasta los 4 minutos. No es una canción sencilla, con una estructura en constante mutación, poblada de incontables ganchos –entre los que destaca claramente ese despiporrante «miau miau suena en mi cabeza / tus palabras están huecas» de su estribillo– y en la que muchas cosas –como ese puente instrumental que incorpora lo que parece un guiño al riff de la memorable sintonía de ‘Expediente X’, quizá por lo fan que es de las series de TV–. El fondo ochentero tiene cierta conexión con su vertiente más electropop, con vocación bailable y épica a la vez, acentuada por los golpes de piano y las percusiones, tensándose con unas guitarras afiladas ligeramente math-rock.

El primer single del nuevo álbum de Zahara, que recordemos dará continuación a ‘Santa‘ este otoño y que tendrá una edición de lujo, resulta igualmente poderosa en el aspecto lírico: como dice su propio título, la cantante «invita a La Bestia a cenar en casa» y, en una retahíla de falsos elogios –desde su «raya en el pelo» de «parvulario” o su «retórica de colegio privado”–, Zahara retrata a una de esas personas –que podríamos identificar con algún politico o alto directivo de una empresa del Ibex, por ejemplo– piensan que están por encima del resto de los humanos, especialmente de las mujeres (ese «si eres tan valiente, préstame tú tu vientre» es un contundente latigazo contra el machismo). El «traje» que le fabrica la andaluza le hace parecer pequeño, insignificante.

Esa idea se traslada a imágenes en el espectacular vídeo oficial de ‘Hoy la bestia cena en casa’, con cameos de lujo (al modo de los de ‘Caída libre’): la actriz Macarena García (‘La llamada’, ‘Blancanieves’) es la mujer que se sienta a la mesa con “La Bestia”, representado por el coautor de la canción Martí Perarnau (del grupo Mucho, que ejerció durante una etapa de grupo de acompañamiento en directo para la artista de Úbeda). Destaca la imagen icónica de Zahara, envuelta en brillos y flecos, que al final del vídeo encabeza con Macarena un cuerpo de baile, en una coreografía que no puede interpretarse sino como un símbolo de poder femenino.


Ready for the Weekend: Chic, Cranberries, Cher, Lil Wayne, Joe Crepúsculo, The Chemical Brothers, Andrés Calamaro…

24

El Q4, último trimestre del año para la industria musical, se acerca y las novedades se agolpan, en uno de los periodos más agitados de lanzamientos de todo el año. La semana, sin duda, ha venido marcada por los nuevos singles de Lady Gaga, Robyn, Zahara, Jeff Tweedy (Wilco) y Muse, además de los de Elettra Lamborghini, Lapili ft Bejo, junto a nuevas canciones de La Estrella de David, Empress Of, The Prodigy, Pavvla o Pimp Flaco & Kinder Malo.

Además, hoy llega ‘Taki Taki’, el single de DJ Snake junto a Selena Gomez, Cardi B y Ozuna, además de nuevos temas de Major Lazer (ft Raye & Mr. Eazi), The Chemical Brothers, Andrés Calamaro, Kokoshca, Jess Glynne, Second, Tyler, The Creator ft A$AP Rocky, un encuentro entre Kelela y KAYTRANADA, la revelación Sasha Sloan, Lil Peep & ILoveMakkonen, los adorables Tronco o Lauv ft Julia Michaels.

En cuanto a álbumes, hoy llega el esperado disco de Chic & Nile Rodgers, con estrellas de todos los ámbitos, desde Lady Gaga y Elton John a Mura Masa y Vince Staples, Roosevelt, el regreso discográfico de Lil Wayne con invitados como Kendrick Lamar o Nicki Minaj, Marissa Nadler, Mudhoney, Logic, AURORA, el esperado debut del dúo mexicano CLUBZ, el regreso de Tórtel, el disco del productor británico Sigala con featurings de Kylie Minogue, Ella Eyre, Marta Tchai, LCMDF, el álbum de versiones de ABBA a cargo de Cher o el debut en solitario de Eva Ryjlen (Idealipsticks). También tenemos los nuevos EPs de The Sound of Arrows, El Chelista y los californianos The Marías.

Por último, también tenemos el disco de remezclas de alt-J con remixers como Twin Shadow o Terrace Martin, una rareza de The Cranberries de la era ‘No Need To Argue’ o la versión “slow” de ‘Slow Disco’ de St Vincent.

Ed Sheeran vende 70.000 entradas en 3 horas para sus conciertos en España

9

Ed Sheeran anunciaba esta semana la salida a la venta de las entradas para sus macroconciertos en España del año que viene. Mientras en Lisboa se colgaba el cartel de «no hay entradas» y se añadía una segunda fecha el 2 de junio (la primera era el 1), Live Nation España anunciaba que se habían vendido 70.000 tickets para los shows de Barcelona (7 de junio) y Madrid (11 de junio) en tan solo 3 horas, si bien dadas las dimensiones de los estadios, aún quedan entradas para ver a Sheeran a la venta en Ticketmaster.

Muestra del buen estado de la fama del cantante es que visite 3 ciudades de la Península en lugar de una sola como suele ser el caso de otros artistas… si es que incluyen España y Portugal en la ruta de su tour (saludos a su colega Taylor Swift).

Os recordamos que las entradas son nominales. Dice la nota de prensa que «de cara a poner fin a la reventa de entradas, los precios absurdos y las estafas, las entradas serán vendidas de manera personalizada, lo que significa que cada entrada será nominativa. Los promotores urgen a los clientes a utilizar únicamente los sitios de entradas oficiales que aparezcan en Edsheeran.com y recalcan que Viagogo.com NO es un punto de venta oficial de esta gira. Al igual que en la gira de estadios de 2018, los promotores monitorizarán las transacciones de ventas para identificar compras múltiples que contravengan los términos y condiciones de la venta de entradas de Ed Sheeran y cancelarán todas las compras de entradas que violen los mismos».

¿Qué es «La Cangri»? Bea Pelea recibe La Zowi, Lirico en la Casa y dos co-productores de Bad Gyal

1

Desde este domingo habrá una fiesta de carácter mensual en la Sala Apolo reuniendo a una selección de artistas de música urbana tanto latina como nacional. Se llama «La Cangri», «el más respetado» en el slang del reggaetón (así se conoce a Daddy Yankee, como bien sabe One Path) y el formato comprende tanto el Live como el DJ set y géneros como el reggaetón, el dembow, la cumbia o la salsa, entre otros ritmos latinos.

La anfitriona será Bea Pelea, muy conocida por sus hits ‘La Gasolina’ y ‘Oye Papi’, o por sus colaboraciones con Kaydy Cain o Ms Nina, que para empezar se traerá este domingo a La Zowi, autora de la enorme ‘Mi chulo’, además de a Florentino (que produjo la extraña ‘Blink’ para Bad Gyal como primer single de su segunda mixtape) y Fakeguido, también colaborador de Bad Gyal.

Todos ellos estarán en formato DJ, mientras el «live» del mes será del dominicano Lirico en La Casa, conocido por temas como ‘Muévelo’, ‘Marianela’ o ‘El Motorcito’, todos ellos o bien por encima de los 5 millones de reproducciones en Spotify o a punto. La fiesta será a partir de las 19.00 este domingo 30 de septiembre y las entradas pueden comprarse ya en la web de la sala barcelonesa.

Roosevelt / Young Romance

6

No es fácil hacerte un nombre en la escena internacional si eres alemán y menos si eres de un lugar a las afueras de Colonia y con un proyecto que no es tan fino como el de Apparat ni uno de jevi metal, sino de pop. De synth-pop para ser exactos. Roosevelt, el álter ego de Marius Lauber, lo conseguía con su disco homónimo hace un par de años, siendo solicitado después tanto para festivales de música alternativa como para algunos de dance, en los que confiesa sentirse un poco desubicado. Esta semana vuelve con un ‘Young Romance’ que, a tenor de la buena recepción que han tenido sus sencillos, podemos decir que ya ha asentado su posición en la cada vez más superpoblada escena musical.

‘Under the Sun’ es la pieza fundamental en esta era, un hit bien chulo en el que sobre bajos a lo Daft Punk, se recrea el sonido de las más sofisticadas discotecas ochenteras. Su letra presenta una propuesta contradictoria y utópica, «te voy a llamar de nuevo para enseñarte esta noche todo lo que hay bajo el sol»; sólo porque a Roosevelt le encantan las contradicciones. Hace buen uso de ellas en la siguiente canción de la secuencia, ‘Yr Love’, un tema sobre volver con alguien de texto súper triste que no suena nada triste. El viejo truco de la música como bálsamo para salir del atolladero en el que nos ha sumergido una ruptura o una depresión.

‘Yr Love’ cuenta con un estratégico riff de teclado instrumental que se queda estancado en la cabeza, y ese es un truco que vuelve a aparecer en pistas como ‘Losing Touch’, esta última no exenta de cierta comicidad. El álbum presenta cierta variedad, yendo de ‘Take Me Back’, casi una intro a medio camino entre Hot Chip, Kraftwerk y el Michael Jackson de ‘Thriller’; a los territorios de Tame Impala en la cósmica ‘Illusions’, de potentísimas guitarras; pasando por la balada, esa ‘Better Days’ que no suena nada mal. Pero aquí lo que predominan son los sintetizadores ochenteros, como prestados de A-ha o de una banda sonora de la época (‘Lucia’) o casi-casi la mímesis de hits de Chic y la Roísin Murphy de ‘Let Me Know’ (‘Shadows’).

Y sin embargo, hay algo tan personal en Roosevelt y en su voz a menudo tratada por un filtro que la lleva a los últimos años 70 y los primeros años 80 (hablamos con él sobre esto y publicaremos la entrevista próximamente) que hace que el «featuring» con Washed Out, el ya también exitoso ‘Forgive’ (sobre la imposibilidad de perdonar errores), suene algo desubicado. Cuando ‘Young Romance’ se cierra con la épica de unos M83 o de ‘Drive’ en la escapista ‘Getaway’, la reconciliación es palpable: ya solo querrás discos 100% en solitario de Roosevelt.

Calificación: 7,4/10
Lo mejor: ‘Under the Sun’, ‘Illusions’, ‘Losing Touch’, ‘Yr. Love’
Te gustará si te gustan: Hot Chip, Miami Horror, St Lucia, el primero de Years & Years
Escúchalo: Spotify

Lady Gaga y Bradley Cooper, en la estela de ‘Once’ y ‘Begin Again’, en ‘Shallow’

107

Lady Gaga ha estrenado la primera canción de la nueva adaptación de ‘Ha nacido una estrella’ que está en la carrera de los Oscar.

La película ha obtenido críticas excelentes y se estrenará el próximo 5 de octubre tras su paso por varios festivales. Entre ellos, cabe también el Festival de San Sebastián este fin de semana, donde se realizan 3 pases. La cinta se presenta fuera de concurso y las entradas anticipadas están agotadas, aunque se podrán comprar más en taquilla para dos de los pases, los del domingo. Detalles, en la web oficial del festival.

La canción que se ha estrenado en Beats 1 y a continuación ha aparecido en las plataformas de streaming recibe el nombre de ‘Shallow’ y sonaba en parte en el tráiler de la película. Se trata de una composición acústica de Andrew Wyatt, Anthony Rossomando, Lady Gaga y Mark Ronson, que va de menos a más. De un inicio que por su sonido ambiente/directo hace pensar en una grabación lo-fi de los Moldy Peaches, evoluciona a la grandiosidad, en la estela de otros musicales tristones recientes como el recomendable ‘Once’ y el cuestionable pero muy entretenido ‘Begin Again‘.

Actualización: En las últimas horas ha visto la luz el clip oficial para ‘Shallow’, evidentemente basado en la interpretación «en directo» del tema en la película y salpicado con otras escenas de ‘Ha nacido una estrella’.


Los Planetas, protagonistas del 75º aniversario de la Sala Apolo

1

Este año se celebra el 75º aniversario de la barcelonesa Sala Apolo, que se inauguró en 1943 como Baile Apolo y continúa su actividad de manera incesante tras haber servido, según su nota de prensa, de «club de patín, batalla de boxeo, fiestas VOTS, además de por supuesto diversas sesiones y conciertos»… Se ha publicado un libro conmemorativo llamado ’75 Años sin parar de bailar’ escrito por la antropóloga Eva Espinet, hay un falso documental dirigido por Marc Crehuet que se podrá ver en In-Edit, y también conciertos especiales, muestras o charlas.

Unos que se han querido sumar a la celebración son Los Planetas, que actuarán en la sala el 24 de octubre «en homenaje a los 75 años de la sala que les ha visto crecer». La ocasión es especial, por lo que las entradas serán de tres tipos: en primer lugar, hay un número limitado de entradas a precio reducido (16 euros) para los socios Apolo 113 hasta agotar existencias. Además, el socio podrá optar a comprar una entrada con el CD/DVD que se ha reeditado de ‘Zona Temporalmente Autónoma’ sumando 15 eeuros. Finalmente, la entrada general para el público será de un precio de 31€, incluyendo también el CD/DVD de ‘Zona Temporalmente Autónoma’. Están ya a la venta.

Como ya os informamos, el DVD contiene más de una hora de imágenes inéditas con las sesiones completas del último disco grabadas en riguroso directo desde el Sacromonte en Granada y dirigido por Adrián Maesso. La Alhambra se ve de fondo y aparecen como invitados Soleá Morente, Amaia Tirapu de Kokoshca y Jaime Beltrán de Pájaro Jack.

ENTRADAS:
Anticipada Apolo 113: 16€
Anticipada Apolo 113 + Pack CD/DVD: 31€
Anticipada General (Incluye CD/DVD): 31€