‘La forma del agua‘, la última película de Guillermo del Toro, estrenada en el pasado Festival de Sitges, parte como favorita para la 75ª edición de los Globos de Oro al haber obtenido hasta 7 nominaciones. ‘Los archivos del Pentágono’ de Steven Spielberg y ‘Tres anuncios en las afueras’ de Martin McDonagh optarán a 6 galardones. Las tres películas compiten en drama y no en comedia, y se enfrentarán por el galardón a mejor drama con ‘Call Me by Your Name’ de Luca Guadagnino y ‘Dunkerque’ de Christopher Nolan. En cuanto a mejor comedia encontramos nominadas ‘Déjame Salir’, ‘El gran showman’, ‘Lady Bird’, ‘The Disaster Artist’ y ‘Yo, Tonya’.
Los Globos de Oro también tienen premios televisivos, y ahí encontramos ‘Juego de tronos‘, ‘The Crown’, ‘El cuento de la criada‘, ‘Stranger Things’ y ‘This Is Us’ nominadas a mejor drama; ‘Black-ish’, ‘The Mavelous Ms Maisel’, ‘Master of None’, ‘SMILF’ y ‘Will & Grace’ a mejor comedia; y ‘Big Little Lies’, ‘Fargo’, ‘Feud’, ‘The Sinner’ y ‘Top of the Lake’ en mejor miniserie. Las recomendables ‘Big Little Lies’ y ‘Feud‘ serían las series más nominadas, aunque ojo porque sus actrices en ambos casos tendrán que competir con compañeras de reparto (Jessica Lange contra Susan Sarandon -ambas por ‘Feud’- y Reese Witherspoon contra Nicole Kidman por ‘Big Little Lies’). ‘Twin Peaks’ no ha logrado más nominación que la de Kyle MacLachlan como mejor actor de miniserie.
Entre las curiosidades, hay que destacar a Mary J Blige, que además de ser nominada a mejor canción lo es a mejor actriz de reparto, en ambos casos por ‘Mudbound’. Mary J Blige tiene que vérselas con ‘The Star’ de Mariah Carey y Marc Shaiman, ‘This Is Me’ de Benj Pasek y Justin Paul’, ‘Remember Me’ de Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez y ‘Home’, interpretada y co-escrita por Nick Jonas. Por otro lado, Jonny Greenwood de Radiohead tiene una nominación por su contribución a la banda sonora de ‘El hilo fantasma’. Se enfrenta a Hans Zimmer, John Williams, Alexandre Desplat y Carter Burwell. Los premios se fallan la noche del 7 al 8 de enero.
MEJOR PELÍCULA (DRAMA)
Call Me by Your Name
Dunkerque
Los archivos del Pentágono
La forma del agua
Tres anuncios en las afueras
MEJOR PELÍCULA (COMEDIA O MUSICAL)
The Disaster Artist
Déjame salir
El gran showman
Yo, Tonya
Lady Bird
MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN
El bebé jefazo
The Breadwinner
Coco
Ferdinand
Loving Vincent
MEJOR PELÍCULA EN LENGUA EXTRANJERA
Una mujer fantástica
Se lo llevaron: recuerdo de una niña de Camboya
Aus dem Nichts
Sin amor
The Square
MEJOR DIRECTOR
Guillermo del Toro, por La forma del agua
Martin McDonagh, por Tres anuncios en las afueras
Christopher Nolan, por Dunkerque
Ridley Scott, por Todo el dinero del mundo
Steven Spielberg, por Los archivos del Pentágono
MEJOR GUIÓN
Guillermo del Toro y Vanessa Taylor, por La forma del agua
Greta Gerwig, por The Lady Bird
Lizz Hannah y Josh Singer, por Los archivos del Pentágono
Martin McDonagh, por Tres anuncios en las afueras
Aaron Sorkin, por Molly’s Game
MEJOR CANCIÓN
Home, de Ferdinand
Mighty River, de Mudbound
Recuérdame, de Coco
The Star, de Se armó el belén
This is me, de El gran showman
MEJOR BANDA SONORA
Tres anuncios en las afueras
La forma del agua
El hilo fantasma
Los archivos del Pentágono
Dunkerque
MEJOR ACTRIZ (DRAMA)
Sally Hawkins, por La forma del agua
Frances McDormand, por Tres anuncios en las afueras
Meryl Streep, por Los papeles del Pentágono
Jessica Chastain, por Molly’s Game
Michelle Williams, por Todo el dinero del mundo
MEJOR ACTOR (DRAMA)
Timothée Chalamet, por Call me by your name
Daniel Day-Lewis, por El hilo fantasma
Tom Hanks, por Los archivos del Pentágono
Gary Oldman, por El instante más oscuro
Denzel Washington, por Roman J. Israel, Esq
MEJOR ACTRIZ (COMEDIA O MUSICAL)
Judi Dench, por La reina Victoria y Abdul
Margot Robbie, por Yo, Tonya
Saoirse Ronan, por Lady Bird
Emma Stone, por La batalla de los sexos
Helen Mirren, por The Leisure Seeker
MEJOR ACTOR (COMEDIA O MUSICAL)
Steve Carell, por La batalla de los sexos
Ansel Elgort, por Baby Driver
James Franco, por The Disaster Artist
Hugh Jackman, por El gran showman
Daniel Kaluuya, por Déjame salir
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
Mary J. Blige, por Mudbound
Hong Chau, por Una vida a lo grande
Allison Janney, por Yo, Tonya
Laurie Metcalf, por Lady Bird
Octavia Spencer, por La forma del agua
MEJOR ACTOR DE REPARTO
Willen Dafoe, por The Florida Project
Sam Rockwell por Tres anuncios en las afueras
Armie Hammer por Call me by your name
Richard Jenkins, por La forma del agua
Christopher Plummer, por Todo el dinero del mundo
MEJOR SERIE (DRAMA)
The Crown
Juego de Tronos
El cuento de la criada
Stranger Things
This is us
MEJOR SERIE (COMEDIA O MUSICAL)
Black-ish
The Marvelous Mrs. Maisel
Master of None
SMILF
Will & Grace
MEJOR MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN
Big Little Lies
Fargo
Feud: Bette and Joan
The Sinner
Top of the Lake
MEJOR ACTOR (DRAMA)
Jason Bateman, por Ozark
Sterling K. Brown, por This Is Us
Freddie Highmore, por The Good Doctor
Bob Odenkirk, por Better Call Saul
Live Schreiber, por Ray Donovan
MEJOR ACTRIZ (DRAMA)
Caitriona Balfe, por Outlander
Claire Foy, por The Crown
Maggie Gyllenhaal, por The Deuce
Katherine Langford, por Por 13 razones
Elisabeth Moss, por El cuento de la criada
MEJOR ACTOR (COMEDIA O MUSICAL)
Anthony Anderson, por Black-ish
Aziz Ansari, por Master of None
Kevin Bacon, por I Love Dick
William H. Macy, por Shameless
Eric McCormack, por Will & Grace
MEJOR ACTRIZ (COMEDIA O MUSICAL)
Pamela Adlon, por Better Things
Alison Brie, por Glow
Rachel Brosnahan, por The Marvelous Mrs. Maisel
Issa Rae, por Insecure
Frankie Shaw, por SMILF
MEJOR ACTOR DE MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN
Robert De Niro, por The Wizard of Lies
Jude Law, por El joven papa
Kyle MacLachlan, por Twin Peaks
Ewan McGregor, por Fargo
Geoffrey Rush, por Genius
MEJOR ACTRIZ DE MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN
Jessica Biel, por The Sinner
Nicole Kidman, por Big Little Lies
Jessica Lange, por Feud: Bette and Joan
Susan Sarandon, por Feud: Bette and Joan
Reese Witherspoon, por Big Little Lies
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN SERIE, MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN
Laura Dern, por Big Little Lies
Ann Dowd, por El cuento de la criada
Chrissy Metz, por This Is Us
Michelle Pfeiffer, por The Wizard of Lies
Shailene Woodley, por Big Little Lies
MEJOR ACTOR DE REPARTO DE SERIE, MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN
Alfred Molina por Feud: Bette and Joan
Alexander Skarsgard, por Big Little Lies
David Thewlis, por Fargo
David Harbour, por Stranger Things
Christian Slater, por Mr. Robot
Tras reediciones y celebraciones varias en torno a sus primeros discos y el celebrado ‘Omega‘ junto a Enrique Morente, al fin Lagartija Nick han publicado un nuevo disco propio, 6 años después de ‘Zona de conflicto’. ‘Crimen, sabotaje y creación‘ es un disco inconformista que dispara en varias direcciones: la reivindicación de la lucha proletaria, del folclore andaluz y de la poesía como manifestaciones de rebeldía en un mundo que piensa de manera cada vez más uniforme y polarizada.
Además es un disco profundamente inspirado en la obra de Jesús Arias, una importante figura en el underground granadino de las tres últimas décadas fallecido en 2015 que, además, era hermano del alma-máter del grupo, Antonio Arias. Su personalidad y también algunos de sus poemas y canciones pueblan este nuevo álbum, que es a la vez un homenaje y un acto de justicia poética. Sobre todas esas cuestiones, y algunas más charlamos hace unos días con Antonio y Juan Codorníu en la terraza de un hotel en Barcelona, horas antes del concierto que ofrecieron en la Sala Apolo. La próxima parada de esta gira de presentación será el día 15 de diciembre, en la sala Rock City de Valencia (entradas aquí).
Han pasado 6 años desde ‘Zona de conflicto‘ hasta este nuevo álbum, que es el lapso de tiempo más largo que habéis tenido nunca entre álbumes. ¿A qué se ha debido?
Antonio Arias: La inercia que llevábamos de trabajo se rompió en 2010 cuando publiqué el primer ‘Multiverso’. ‘Zona de conflicto’ salió en 2011, pero había otros proyectos que llamaban más fuerte, como los dos Multiversos, porque surgió la oportunidad de trabajar con David Jou, Doctor en Física que trabaja aquí en la UAB, un gran divulgador científico y también un poeta increíble. Luego estaban también los discos de Los Evangelistas, solos y con Soleá Morente.
Juan Codorníu: Además, ten en cuenta que la reedición de ‘Omega’ nos ocupó mucho tiempo, porque fueron también los directos. La preparación de cada concierto de ‘Omega’ nos llevaba aproximadamente un mes de tiempo, con tanta gente implicada, ojo.
“[La muerte] de Jesús fue una explosión, y buscamos la manera de dar lo mejor de nosotros en cuanto a las letras, abrir la música…”
¿Entonces cuándo surge la oportunidad de volver a grabar con vuestra primera formación?
J: La primera reunión que tuvimos fue con la reedición de ‘Inercia’, y poco a poco se fue creando una dinámica de banda normal. Cuando acabaron esas giras, nos dimos cuenta de que Lagartija Nick estaban de nuevo consolidados y surgió la necesidad de sacar otra trabajo, entre otras cosas porque necesitábamos divertirnos con temas nuevos.
A: Durante la gira por las reediciones del catálogo de Sony nos lo pasábamos muy bien, teníamos un repertorio hecho y ningún compromiso. De ahí fue surgiendo la idea de hacer un disco nuevo. Nos decíamos en los viajes «¿queremos grabar un disco?» y todos gritábamos «sí, queremos grabar un disco». A partir de ahí fuimos sumando temas, el de Juan [NdE. ‘Nuda vida’] fue uno de los primeros… Cuando ocurrió lo de Jesús ya fue una explosión, y buscamos la manera de dar lo mejor de nosotros en cuanto a las letras, abrir la música, etcétera.
Mencionas la muerte de tu hermano. ¿Fue entonces ese el catalizador, la chispa que os hizo percibir que era el momento de grabar un nuevo disco?
A: Teniendo nuevas canciones y un sonido muy rodado, lo de mi hermano fue como una explosión que influyó en el disco, claro. Al final se reflejan en él cierta melancolía, cierta ira… un poco como las cinco fases del dolor. Pero desde antes teníamos claro que queríamos hacer ‘Agonía, agonía’, por ejemplo. ‘Europa, Europa’ sí la incorporamos después. [NdE: ambas son versiones de Qüasar, el último proyecto musical de Jesús Arias] También influyó en las letras. Queríamos recuperar algunos textos inéditos suyos que daban otra dimensión al álbum, porque implicaban una vuelta al lorquismo de las letras y escarbamos en nuestro alrededor más cercano, nuestras tradiciones. Muchas letras cobraban un nuevo sentido, polidimensionan el disco.
J: Ciertamente eso le dio consistencia, porque al principio los temas iban apareciendo de una manera dispersa y el homenaje a Jesús amalgama todo. Le da una coherencia, aun ocurriendo cosas diferentes. Le da una entidad, no de disco conceptual, pero sí de álbum, de trabajo completo, más que de canciones individuales.
El espíritu de Jesús, ya sea con sus canciones, sus letras o por la propia inspiración, impregna todo el disco. ¿Habéis llegado a percibirlo casi como un 5º (o 6º, porque lleváis un teclista en directo) Lagartija Nick?
A: Totalmente, es como traerle a la vida como colaborador necesario. Hay cierta nostalgia también de otros discos en los que trabajamos codo con codo, en el ‘Su’, en el ‘Omega’… Luego ya fue más aleatorio. También influye su figura como periodista y como víctima de las reformas laborales, que cargan eso de mala leche. Pero a la vez hemos querido hacerlo desde la estética, como una reivindicación fuerte en el fondo pero cuidando artísticamente la forma.
“‘La soledad es política’ o ‘La leyenda de los Hermanos Quero’ son evidentemente una consecuencia de ‘Omega’”
‘Crimen, sabotaje y creación’ conserva la esencia de Lagartija Nick pero también diría que es el primero, desde ‘Omega’, en el que introducís de una forma más clara el folclore. ¿Por qué ahora y no antes?
J: Yo creo que el disco tiene varios pasajes, van ocurriendo distintas cosas. En algunos recuperamos el sonido de nuestros tres primeros discos, no exactamente igual sino actualizado. Y luego está esa otra vertiente que recupera o investiga en el folclore andaluz, como ‘La soledad es política’ o ‘La leyenda de los Hermanos Quero’. Son evidentemente una consecuencia de ‘Omega’, pero igual que no volvemos a repetir exactamente el mismo sonido de aquellos discos no volvemos a hacer ‘Omega’, sino que llevamos un poco más allá esa influencia que ya forma parte de Lagartija Nick.
A: Estilísticamente en varios discos hay temas que han tenido la base de trabajo de ‘Omega’. Y también ten en cuenta que la reedición de ‘Omega’ ha llevado dos años de trabajo, hemos tenido que revisar unos 15 DATs, reescuchando todo aquel material, que creo que nos ha fortalecido musicalmente. No como recreación, en plan “vamos a hacer otra ‘Ciudad sin sueño’”, sino de hacer cosas distintas con esos mismos elementos.
Habladme un poco de ‘La leyenda de los Hermanos Quero’. En muchos sentidos, parece el tema central del álbum, como si todo el disco se vertebrara alrededor de él. ¿Es así?
A: “Los Quero” viene de una necesidad amorosa de reconocer a Víctor “Charico”, que es el cantaor que aparece en medio del tema. Es uno de los grandes de su tiempo, reconocido por todos los flamencos, pero tenía un pánico escénico tremendo, pasaba unos nervios terribles para subirse al escenario. Era el mejor de su generación, hasta Morente quiso producirle un álbum y él no se dejó. Él era íntimo amigo nuestro y murió, como mi hermano, víctima de una profunda depresión. Hablé con su madre y nos dijo que querían hacerle un homenaje, y no se nos ocurrió mejor manera que contando la historia de sus abuelos, porque los Quero son sus tíos-abuelos. Pudimos hablar con otro de los hermanos, que era adolescente cuando ellos murieron, y así mezclamos lo que se refleja en los libros con la historia oral.
“El disco se puebla de muertos, pero muertos con mucha vida”
Es también una historia de silencio, el de “Charico” y el que el régimen mantuvo sobre sus tíos-abuelos, de sacar el “teatro bajo la arena” que decía mi hermano [NdE: en el álbum hay una canción con ese título]. Ahí se subliman todas esas ideas, y además es una manera de reivindicar el Albaycín, el Sacromonte, no solo literariamente sino como un espacio telúrico que nos influye multidisciplinarmente. A partir de ahí nos dimos cuenta que su historia era la de la gente humilde, la gente del campo, que se relaciona a su vez con la sevillana de Gente del Pueblo que también versionamos en el disco, nos dimos cuenta que era su misma lucha. Todo empezó a fluir, Víctor, Jesús, los Quero… el disco se puebla de muertos, pero muertos con mucha vida.
También nos ofreció una manera de mirar el flamenco de otra manera: comienza cantando Juan Pinilla por granaínas, pero luego adquiere una dimensión de balada andina, a lo Víctor Jara, luego vuelve a aparecer el flamenco… La valentía de esas personas que estábamos reivindicando nos llevó a ser creativos a la hora de tratar palos que no habíamos hecho, con ojos ilusionados y nuevos. Porque el flamenco no es todo ‘Ciudad sin sueño’, que antes citábamos, con ese dramatismo, también hay una reivindicación popular.
Eso iba a decir, que se trata de una historia local que tiene una proyección universal. No solo como reivindicación de la memoria histórica, que aún sigue siendo una laguna, sino como inspiración proletaria contra las oligarquías, que es uno de los ejes del disco. ¿Está inspirado o guarda cierta relación con el hecho de que el revulsivo de la izquierda en España haya llegado del ámbito local?
J: Es cierto que es un disco comprometido políticamente y con los tiempos que corren, es necesario. En la buena tradición de la izquierda, se reivindica lo local pero siempre con una vocación internacionalista, de solidaridad internacional. La recuperación de esas historias locales, populares conectan con un universo más amplio. Eso, a la vez, es un concepto bastante contemporáneo.
“[Publicar en una multinacional] era una manera de utilizar el sistema para hacerte oír, como una especie de troyano”
También hay un claro enfrentamiento o denuncia del pensamiento único, dictado por las grandes corporaciones. Pero claro, habrá quien señale que lanzáis este discurso desde una multinacional. ¿Os resulta incómodo?
J: Hablando en términos de izquierda, la contradicción es algo propio de los movimientos que cambian la historia. [Risas] A ver, [NdE: Universal Music] nos han prestado ese apoyo, no nos han puesto objeciones absolutamente a nada y también era una manera de utilizar el sistema para hacerte oír, como una especie de troyano.
A: En nuestro caso no es la primera ve que publicamos con una multinacional y nuestra postura ya era esta misma, siempre ha existido este “juego”. Nunca se han metido con nuestras letras aunque siempre han ido en este sentido. En este caso, trabajamos con el mismo equipo que con la reedición de ‘Omega’ y tenían interés, aunque nosotros estábamos ya haciendo el disco por nuestra cuenta. Ellos se ofrecieron a amplificar nuestro discurso, y el hecho de destacar un single como ‘La leyenda de los Hermanos Quero’ es honesto y trasluce lo que cuenta nuestro disco. Ten en cuenta que, a su vez, nosotros somos la multinacional de las voces de nuestro barrio, los movimientos vecinales, en los que estamos muy implicados. Nuestro interés está en modificar nuestros barrios para crear un modelo de convivencia que sea fractal, que lo pequeño vaya determinando la política estatal. Por ejemplo, aquí en Cataluña se habla de una situación política, pero la realidad social es otra que es la que realmente merece nuestra atención, cómo humanizar una ciudad, Barcelona, que está invadida por el turismo. Ese discurso no interesa a nivel institucional. Pero al menos, aunque no a la velocidad que nos gustaría, sí se está creando un movimiento de base, desde el 15M en adelante, que sí se orienta a modificar ese modelo, trabajando de abajo a arriba.
“Ese hedonismo reinante, la autocensura… Es un poco como si el sistema político se hubiera trasladado a la música también”
El hecho de que reivindiquéis las canciones de Jesús Arias en Qüasar es, en cierto modo, una forma de rebeldía también, ¿no? Señalar que hay cosas bonitas sucediendo al margen de la industria…
A: A mi hermano se le acusaba de que hacía letras muy complejas y le decían “eso nadie te lo va a editar, nadie lo va a querer publicar”. Nosotros siempre hemos defendido esa manera de escribir. Se trata de sacar a la luz esa contradicción, cuando los propios músicos se censuran a sí mismos o a otros creadores dando por hecho que eso es impublicable. Curiosamente, en un lenguaje que a priori parecía más hermético, está resultando de los más comprensibles. Es cierto que… Nosotros queríamos sacar como primer single una de las versiones de mi hermano [NdE: se refiere a ‘Agonía, agonía’, como al final ha sucedido] y la compañía nos dijo “es que la letra dice “mi miedo a morir”…”. [Risas] Y nosotros queremos incidir en eso, en el orgullo de demostrar que estas canciones pueden ser singles. Necesitamos que nos apoyen en esta otra manera de ver la música, que en el fondo es otra manera de ver la sociedad. De lo otro, ya hay mucho, ese hedonismo reinante, la autocensura… Es un poco como si el sistema político se hubiera trasladado a la música también.
J: En cierta medida también hay un alegato a la diversidad. De la misma manera que hay otras andalucías, otras cataluñas, también hay otra manera de escribir canciones y letras. Y huir un poco del pensamiento único, como mencionabas antes, que intenta simplificarlo todo al extremo, de una manera exclusivamente dual y que te hace sentirte excluido porque no te sientes reconocido. Y entre ambos polos, hay un arcoiris.
¿Hay algo que hayáis descubierto o aprendido sobre él, sobre Jesús, durante la creación y grabación del disco?
A: Varias cosas… Hay un detalle en el disco y que yo no recuerdo haber hablado nunca con él… En el proceso de “violación” de sus cosas personales, después de su muerte, descubrimos un proyecto para Lagartija Nick que se llama Megadrive. Consistía en musicar una carrrera de Fórmula 1. Los movimientos eran “Entrada a boxes”, “Salida”… [Risas] Una cosa muy loca. Y lo incorporamos en el corte que cierra el disco, ‘Exilio/Adagio Súbito’, junto con esa composición orquestal que encontró mi hermano José Ángel y que había hecho él en el 99, empleando solo un ordenador. Posiblemente si me lo hubiera llegado a comentar en su momento le hubiera dicho “esto es una locura”, pero observado a posteriori adquiría sentido. Él era una de esas personas que tienen varias capacidades y son brillantes en todas ellas. Otra cosa en la que nos hemos inspirado en él es el arte del disco, esa estética fanzinera, poniendo entrevistas aquí y allá entre los textos del disco, de modo un tanto aleatoria. Él acumulaba montañas de fanzines que coleccionaba. Es un guiño a su faceta periodística, también.
¿Cuál ha sido el tema más difícil de sacar adelante y por qué?
A: Seguramente uno de los más sencillos. Siempre suelen ser los más complicados de acabar… [Risas]
J: Las sevillanas… [NdE: ‘Soy de otra andalucía’, adaptación de Gente del Pueblo, conjunto folclórico andaluz con letras proletarias, en activo desde los años 70]. No nos metíamos muy bien en el riapitá-riapitá.
A: ¡Es verdad! La habíamos ensayado alguna vez por encima y parecía que estaba. Pero cuando estábamos cerrando ya las sesiones de las bases, que las tocábamos todos en directo, y no pudo ser. Tuvimos que hacerla al final con claqueta…
J: Ya en la grabación, David Fernández, que toca la batería en ese tema, se trajo unas castañuelas y así conseguimos meternos todos en ello.
A: También nos ayudó mucho que viniera a la grabación uno de los integrantes de Gente del Pueblo, José María Carrillo, que ha metido voces. El hecho de que él se implicara nos motivó un montón.
Habéis reeditado discos ‘Hipnosis’, que se había descatalogado. ¿Prevéis reeditar más discos?
A: Sí, ahora por fin Sony va a hacer una reedición en vinilo y CD de los suyos, que son ‘Inercia’, ‘Su’ y ‘Val Del Omar’. Curiosamente pienso que este disco despierta un poco la necesidad de revisión, de mirar atrás con otra perspectiva, sin las pocas miras que pienso que se trataron algunos de aquellas obras. En algunos de ellos la propuesta estilística será censurable, ¡pero artísticamente no! [Risas]
“La música es mal mundo para la justicia”
¿Cuál es vuestro disco que creéis que fue más injustamente tratado y que os gustaría reivindicar?
A: El mundo de la música es muy malo para la justicia. [Risas] Incluso uno mismo odia algún trabajo y años más tarde te gustan y… Arrepentimiento, desde luego, no. Hay discos que se han hecho más apresuradamente que otros, como ‘Larga duración’. A veces entras en esa dinámica, necesitas un disco porque tienes todas las fechas del año siguiente cerradas a condición de presentar un álbum y te dejas llevar. Como decía, la música es mal mundo para la justicia y lo puedes pasar muy mal si entras en esa dinámica. Es mejor decir “¿por qué lo has hecho? ¡Pues porque te ha dado la gana!”. Porque has querido y porque has podido, en ese momento te ha parecido que ese era el mejor disco que podías sacar. Como decía Juan Ramón Jiménez, “¡No le toques ya más, que así es la rosa!”. A veces te salen rosas y a veces te salen cardos, pero siempre hemos preferido editar a no hacerlo. Si hemos tenido un dinerillo lo hemos empleado en hacer algo nuevo, la necesidad de evacuar es mayor que la necesidad de ser reconocido. Por ejemplo, ahora estábamos comentando que aún no tenemos un disco en directo, y va siendo hora.
Es curioso que cites ‘Larga duración‘, porque es un favorito personal mío, y yo pienso que quizá mereció mejor suerte…
A: ¿No ves? [Risas] Pues es que llegó después de ‘El shock de Leia’, que había funcionado muy bien, pero poco después empezaron a surgir los “Omegas” [NdE: llama a sí los conciertos en los que interpretaban su mítico disco con Enrique Morente]. Ten en cuenta que un “Omega” te ocupa todo el mes. ¿Sabes lo que es ensayar con tanta gente? Una de dos: o se te cae el pelo o te vuelve a nacer… [Risas]
Este año se ha publicado un disco-homenaje en el que grupos como Amaral, Triángulo de Amor Bizarro, Perro… hacen versiones vuestras. ¿Qué os pareció? ¿Os atrevéis a citar vuestras favoritas?
A: A mí me encanta ese disco, porque te ves reflejado en generaciones que te dicen “yo nací el año en que publicasteis ‘Inercia’”. Por ejemplo Trepàt…
J: Yo iba a decir esa, la de Trepàt me gusta mucho.
A: La de Trepàt está de puta madre porque es muy tecno, así como lo hacen ellos, con mucho descaro. La de Triángulo también, porque se la llevan a otro lado… Y Perro, que han cogido una canción muy rara que se llama ‘Porno-Stereo’ y, la verdad, me hubiera encantado a mí tener esa visión para hacerla. Ellos la hacen mucho más Devo, más angular, ojalá se me hubiera ocurrido a mí.
J: Curiosamente Alberto, el batería de Trepàt, está tocando ahora con nosotros cuando Éric no puede.
“[‘Omega’] es un Kraken. Lo devora todo”
¿Cómo valoráis el hecho de que hoy artistas como Rocío Márquez, Rosalía, Niño de Elche, Soleá Morente… estén hoy en el primer plano de la música popular, no solo del flamenco? ¿Sentís que ‘Omega’ tuvo un poder educador que propicia que esto sea posible ahora?
A: Es un buen punto de vista, el valor formacional de ese disco. También la sensación de inclusión, de formar parte de algo. El otro día tocamos con Niño de Elche y con Toundra [NdE: su proyecto conjunto, Exquirla] y hablábamos de eso con ellos, sentimos que formamos parte de algo. En nuestro caso hemos aportado lo poquito que hemos podido en ‘Omega’, que es un disco enorme, gigante, mundial. Poder formar parte de todo eso es genial. Por ejemplo, Niño de Elche nos contó que en su próximo disco, que sale en 2018, incluye una recreación de la estructura musical de Val del Omar [NdE: Lagartija Nick dedicaron todo un disco llamado así al cineasta, inventor y escritor granadino]. Sientes que formas parte de ese camino iniciático cultural en el que siempre hemos incidido, aunque hay cosas que lucen más y otras menos.
Decías que ‘Omega’ es un disco enorme. ¿Creéis que la entidad de ese disco ya incluso os supera a vosotros mismos?
A: Sí, es un disco que juega en otra liga totalmente distinta.
J: Es un Kraken. Lo devora todo. [Risas]
Bueno, igual con este disco habéis logrado escapar un poco de él, ¿no?
A: Bueno, a veces nos preguntan “¿no os jode que ese disco haga sombra a todo lo que hacéis?”. Yo digo como decía Enrique: “Parece que este les gusta…” [Risas] “Con el trabajo que le cuesta a la gente acordarse de un disco nuestro de un año pa otro”, decía él… [Risas] Es un orgullo. El año pasado el estreno del documental aquí en Barcelona, en el In-Edit, fue apoteósico: 10 minutos de aplausos, tuvimos que hablar antes y después de la proyección, los conciertos… Cabe recordar que Leonard Cohen fue su primer promotor, yendo a las radios a hablar del disco.
Hace un par de semanas el festival castellonense Arenal Sound mostraba su total falta de prejuicios anunciando un primer cabeza de cartel tan popular como atípico en un festival de sus características como Bad Bunny. En días posteriores, el certamen celebrado en Burriana a seguido dando muestras de su eclecticismo extremo con nuevos nombres, primero anunciando al dúo belga de EDM comercial Dimitri Vegas & Like Mike, cuyo ‘Complicated’ junto a David Guetta y Kiiara es uno de los temas más escuchados de este año.
Hace una semana, Arenal ofreció una nueva tanda de confirmaciones que incluía a artistas nacionales habituales tan diversos como Dorian, La M.O.D.A., La Raíz, La Casa Azul, El Columpio Asesino o Bad Gyal, encabezados por otro productor belga de éxito, Lost Frequencies. La semana pasada culminaba con el anuncio de Taburete, el grupo madrileño que, desde la autogestión, se ha convertido en algo así como los nuevos héroes del Barrio de Salamanca, los nuevos Hombres G, con los que actualmente comparten gira.
Hoy Arenal Sound ha dado una nueva batería de nombres que encabezan Carlos Sadness y la cantautora Rozalén, y en los que encontramos el hip hop urban de Kidd Keo y Juancho Marqués o el reggae de Green Valley. Nuevas muestras de que el festival no tiene un arco estilístico de lo más amplio, lo cual sin duda atrae a gran parte de su público. Esta próxima edición se celebra de nuevo en Burriana entre los días 31 de julio y 5 de agosto, y los abonos ya están a la venta a un precio de 65€ más gastos hasta el día 13 de diciembre.
C. Tangana es, sin duda, uno de los nombres del año en el pop estatal. Tras el pelotazo de ‘Mala mujer’ ha publicado un álbum, ‘Ídolo’, que ha estado a la altura de las expectativas, dando un impulso a la música urbana de nuestro país hacia nuevos públicos. Y todo ello, desde el ámbito multinacional, tras ser uno de los fichajes-estrella de Sony Music España. La compañía parece tan satisfecha del acuerdo que su apuesta por el pop urbano continúa ahora con la inclusión en su catálogo de, precisamente, uno de los mejores socios musicales de Antón Álvarez, Sticky M.A.
Ambos son miembros de la crew Agorazein, colectivo madrileño que desde inicios de esta década ha contribuido a refrescar el panorama del hip hop nacional. El año pasado, en plena eclosión del estilo en España, publicaron el notable ‘Siempre’, disco en el que Sticky M.A. –anteriormente se le conocía como Manto– gozaba de un notable protagonismo en pistas como ‘To Pue Ser’, ‘Angel’ o ’Guadalupe’. Ahora presenta ‘Yanoay’, su primer single en solitario desde que en 2014 lanzara el EP ‘Chill Thrill’.
El tema está producido, como buena parte de aquel disco colectivo de 2016, por Royce Rolo del grupo gallego Banana Bahia Music y es, por tanto, una nueva aproximación a las maneras más pop de la nueva corriente urban. Su vídeo oficial, dirigido por Roger González –que ya trabajara con el MC en el clip de ‘Tentación‘–, traslada a imágenes con una buena producción la historia que cuenta la canción: la de un chico que cambia un curro de mierda por el trapicheo para impresionar a su chica –la actriz Kimberley Tell, a la que hemos visto en ‘Vis a vis’ o vídeos de Verkeren–, que a la vez tiene relación con el capo para el que trabaja Sticky. La cosa acaba en drama, aunque en los comentarios de Youtube ya lo califican como «la nueva versión de ‘Pasión de gavilanes'».
Hace pocos días publicábamos la reseña de ‘Music for People in Trouble‘, el nuevo álbum de la noruega Susanne Sundfør que destacábamos como Disco Recomendado. Y hoy la promotora Houston Party acaba de anunciar que la artista vendrá a nuestro país a presentar dicho álbum el próximo mes de marzo de 2018: será el día 6 en Barcelona –en la sala Luz de Gas, dentro del certamen BCN Guitar Festival 2018– y el 7 en Madrid, en el Teatro Lara. Las entradas se ponen a la venta el día 13 y 14 de diciembre, respectivamente, en estosenlaces. Por el momento se desconoce si la producción de estos eventos será la misma que ha mostrado en los primeros conciertos de presentación del disco en los países escandinavos, en los que Sundfør actúa en solitario ante una enorme pantalla sobre la que se proyectan imágenes bastante espectaculares, como puede verse en el teaser de la gira.
‘Music for People in Trouble’ es el séptimo disco de estudio de esta artista, el primero que publica en el sello independiente Bella Union (hasta ahora había editado su música a través de Warner y EMI), y supone un regreso a las maneras folk de su primer álbum, tras el que siguió un progresivo aumento de los sonidos sintetizados y bailables (algunos de sus mayores éxitos fueron colaboraciones con proyectos como M83 y Royksöpp) que culminó en el notable ‘Ten Love Songs‘, publicado en 2016.
Varias publicaciones internacionales como Q, Mojo, Uncut o el influyente blog Gorilla VS Bear ya han incluido ‘Music for People in Trouble’ entre lo mejor de este año. Bajo el teaser, dejamos la versión editada de ‘Undercover’, la canción más celebrada del álbum.
Nicki Minaj no está desaparecida, aunque ya no nos ofrezca un single o vídeo quincenal como a principios de 2017. Pero esta semana suma 2 novedades: ha tenido tiempo para pasarse por el vídeo del ya conocido ‘MotorSport’ (ya sabéis, chicas y coches) de Migos junto a Cardi B. Parece que hay sororidad y no rivalidad respecto a la que se ha convertido en la primera rapera en ser top 1 en solitario en el Billboard Hot 100 en 20 años. La canción, que parece que formará parte de la segunda parte del exitoso ‘Culture’, referencia ‘La gasolina’ además de a varias celebridades como Britney Spears, y el vídeo puede verse en Youtube tras haber sido una exclusiva durante un par de días de Apple Music Estados Unidos. Se espera ‘Culture 2’ para algún momento del mes de enero.
Casi al mismo tiempo, Nicki Minaj también es la invitada de un nuevo tema de uno de los miembros de Migos, Quavo. La canción se llama ‘She for Keeps’ y aparece en la recopilación ‘Control the Streets Volume 1’. De momento no hay noticia sobre un nuevo disco de Minaj, el primero en ya casi 4 años, pese a que sus vídeos y singles este año se cuentan por decenas, destacando el éxito alcanzado junto a Jason Derulo, uno de los vídeos más vistos en Youtube de 2017, y el único con algún tipo de participación femenina.
Chris Rea se encontraba actuando en Oxford anoche cuando se desvaneció y tuvo que ser trasladado a un hospital. Solo llevaba unos 45 minutos de concierto. Su gira había visitado en los últimos días, sin incidentes, las ciudades de Dublín, Mánchester o Liverpool. Según algunos asistentes han narrado a las agencias de noticias y recoge NME, Rea cayó tras dar tres o cuatro pasos hacia atrás mientras sostenía su guitarra y luchaba por seguir agarrando el micrófono. En un par de minutos se cerró el telón y se dio por terminado el concierto. La sala ha pedido disculpas por el incidente en Twitter y ha indicado que comunicará las novedades en cuanto las tengan.
Chris Rea, que este año ha publicado su disco ‘Road Songs for Lovers’, lleva en activo desde finales de los años 70, si bien sus mayores éxitos se producían en Reino Unido en la segunda mitad de los 80, muy especialmente cuando su álbum ‘The Road to Hell’, de single homónimo, alcanzaba el número 1 en discos y se convertía en 6 veces platino. Estos días todos sus seguidores estaban recordando su villancico ‘Driving Home for Christmas’, todo un pelotazo en las plataformas de streaming que se lanzaba en 1986 pero sobre todo ha conquistado las listas en 2007 y 2016. El artista superó a principios de siglo un cáncer de pancreas.
We massively appreciate everyone's patience who attended the Chris Rea performance this evening. Please bear with the venue team whilst we seek further updates for you. As soon as we have more news we will of course let everyone know.
Salvador Sobral, el último ganador de Eurovisión, ha podido recibir un trasplante de corazón después de varios meses de espera, según informa la prensa portuguesa y recogen varios medios españoles. La operación se ha celebrado durante 4 horas este viernes 8 de diciembre en el Hospital de Santa Cruz de Lisboa. El cirujano Miguel Abecassis ha ofrecido una rueda de prensa para indicar a los medios asistentes que la operación «ha ido bien en todos los aspectos» y que Sobral, de 27 años, evoluciona bien y se recupera en la Unidad de Cuidados Intensivos. Aún no hay fecha para su alta, pues aún tiene que recibir cuidados extremos durante 2 semanas.
Sobral tenía una dolencia cardíaca que le impidió por ejemplo realizar los ensayos pertinentes para participar en Eurovisión 2017. Le tuvo que sustituir en aquellos ensayos su hermana, autora de la canción a la postre ganadora, ‘Amar pelos dois’. En septiembre el cantante tenía que suspender toda su agenda y conciertos para ingresar en el hospital, si bien hace dos meses no pudo someterse a un trasplante debido a lo delicado de su estado. La organización de Eurovisión 2018 espera que Salvador se recupere a tiempo para actuar en el festival del año que viene, como es tradición para el ganador, que suele interpretar una versión actualizada de la canción ganadora el año anterior y también algún otro tema.
Las virtudes de la última entrega de Pixar, sin entrar a valorar las numerosas coincidencias con la producción de hace tres años de Guillermo del Toro ‘El libro de la vida’, son significativas. Por descontado las encontramos en lo técnico, pese a que esto empieza a no ser novedoso dada la enorme reputación que precede a la productora. Sin embargo sí son inéditos los lazos de hermandad con México, a la par que una maniobra inteligente si se calcula el número de espectadores que te aseguras. Igual de suspicaz que la ilustración Muerto Mouse del activista Lalo Alcaraz, que tumbó la iniciativa de Walt Disney Company de registrar y usar como título ‘El día de los muertos’, sirviéndole para incorporarse al proyecto como asesor. El mercado mejicano es un gigante con potencial: basta con echar un ojo, por ejemplo, en Spotify y ver dónde hay mayores escuchas de cualquier grupo o intérprete que se nos antoje. Y así son los récords en cifras de ‘Coco’, rondando ya solo en México los casi 22 millones de espectadores, siendo la película de animación más vista en el país azteca.
El diseño visual de la productora es incuestionable, alcanzando su cuota más alta en los primeros planos de uno de los personajes pilares: la bisabuela Coco, un estereotipo colindante con otro abuelo como fue Carl Fredricksen de ‘Up’. Además de repetir la fórmula «un niño y un anciano», llama la atención el paralelismo octogenario de ojos entornados, proporciones de cabeza y cuerpo, o el potenciamiento de lo gestual con silencios y diálogos cortos. Otro de los valores es la documentación sobre el día de muertos: lejos de parecer forzado por un elevado número de datos sobre la conmemoración, encajan perfectamente en el guión a través por ejemplo de un guiño bien ejecutado a las flores (Cempasúchil) que iluminan el camino de los muertos; los perros sin pelo mejicanos o de piel lisa (Xoloitzcuintle), cuya misión era guiar el alma de los fallecidos hacia su destino eterno; o acoplando en un papel accesorio y con fundamento mágico a los alebrijes, esos seres imaginarios que son la combinación de varios animales, sin tener nada que ver estos realmente con la efeméride del día de muertos.
Miguel es un niño que quiere ser músico con su familia en contra, un drama trillado ya hasta la saciedad en el cine, sin enumerar los casos similares en la pequeña pantalla gracias a la franquicia ‘Got Talent’, o puestos a ser más cercanos con el producto local, ‘Tú sí que vales’. Un escenario fácil de imaginar aquí copado por rancheras y música popular de mariachis, con referencias a Pedro Infante, Jorge Negrete o, por suerte y fortuna, a Chavela Vargas.
Haciendo uso del símil en tauromaquia, si a ‘Coco’ le quitamos el colorismo, la costumbre tan particular de recordar a los difuntos de los mejicanos, o el matriarcado de hasta hace un par de décadas típicos de México, Pixar esta vez pincha en hueso y falla en el intento, pues sus principales atractivos son los citados, están demasiado vistos o son anecdóticos: el número musical de una supuesta Frida Kahlo, las apariciones de Cantinflas y El Santo, la reflexión acerca de superar nuestras limitaciones, o el respeto y el homenaje a nuestros mayores. Pixar no llega a caer en la decepción pero sí va perdiendo emoción y magia. 6.
Xoel López ha publicado un nuevo disco llamado ‘Sueños y pan’, que se ha presentado al público algo afeado por el desacertado single ‘Jaguar’ y por el también poco apetecible ‘Cometa’, pero hay mejores canciones en el disco que están destacando por sí mismas en las plataformas de streaming, como es el caso de ‘Madrid’ o de esta ‘Lodo’ que hoy nos ocupa (Tulsa por cierto canta en ‘Frutos’).
‘Lodo’ destaca en la segunda mitad del álbum como la canción más emocionante esta vez gracias a su ritmo entrecortado, a la sencillez efectiva de su guitarra acústica y al crescendo buscado por la voz de Xoel, que va de lo tranquilo a la rabia, recordando por cierto cuánto ha podido influir en Pucho de Vetusta Morla. La letra elogia el valor de la experiencia y el aprendizaje aunque conlleve sufrimiento porque «si baten contra los muros las aguas / de la grieta nace la duda más sabia» y porque «el oro crece en las flores más altas».
También es una canción sobre el valor del silencio (“si te encuentras frente al silencio, pronto te darás cuenta de todo”), que en Efeeme han vinculado con su conocida admiración hacia Luis Eduardo Aute. Él contesta recordando ‘The Sounds of Silence’, uno de los mayores éxitos de Simon & Garfunkel: «Tiene que ver con esa idea de que las ciudades son muy ruidosas y que no nos permiten reflexionar o pararnos en las cosas importantes. Ese silencio es necesario para escucharnos a nosotros mismos, mirarnos al espejo, contemplar el bosque y darnos cuenta de quiénes somos. Por eso el sonido del silencio de Simon & Garfunkel. Aute, probablemente, también se refiere a ese lugar de reflexión, de conocimiento y de cobijo. A veces necesitamos apartarnos para tener perspectiva y ser mejores personas».
En los últimos años, Borja Mompó, líder de Modelo de Respuesta Polar, se ha mostrado como un buen compositor de canciones atemporales, ajenas a las modas y a las idas y venidas del mundo de las tendencias. Al margen de qué estilo inunde las listas de streaming y las de la prensa especializada y de quién y cómo llene estadios o capitenee carteles de festivales, Mompó se ha mantenido fiel a la escuela de compositores clásicos como Antonio Vega o Amaral, entregando canciones tan válidas para, en un momento dado y si hay suerte, sonar en cualquier radio, y para agradar en el underground por el buen gusto de su ejecución. Todo ello sin que ni una cosa o la otra parezcan el objetivo final de su música, que únicamente parece seguir el mandato del estado de ánimo del autor.
‘Más movimientos’, su nuevo disco, sigue más o menos la misma línea de trabajos anteriores, ahora con Ramiro Nieto a la batería y Martí Perarnau a los mandos de producción, antes de la mezcla de Luca Petricca. El álbum que sucede a ‘Dos amigos’ muestra así un buen equilibrio entre baladas y canciones más delicadas como ‘No me falles’ y ‘Dejar ir’, y canciones más uptempo ahijadas del rock independiente americano de los 90 y también del nacional, como ‘Planes’ o esa ‘Sábados’ que acaba de estrenar un vídeo que muestra lo mal que puede acabar el amor, en una mezcla entre terror, humor y drama digna del Festival de Sitges.
Y es que de nuevo las letras de Modelo de Respuesta Polar nos hablan de amor y de decepción ante la ausencia del mismo («piensa rápido y di si puedo ser yo aquel que estás buscando», «que al final no hay nadie que nos vaya a devolver lo que ha sido de los dos», y así). Solo que esta vez parecen haber pesado algo las prisas por sacar nuevo álbum antes de fin de año para aprovechar el buen momento del grupo: la buena aceptación de ‘Dos amigos‘, la gira por macroestadios con Izal y lo cuidado de su videoclip con Celso Bugallo, todo ello sucedido en 2016.
No habría venido mal dejar estas composiciones reposar unos meses más para descartar un par de ellas, para que los hits estuviesen un poco más marcados como hits (‘Revivir’, por ejemplo, se queda a las puertas de ser un buen single en la onda de los exitosos Viva Suecia; lo mejor de ‘Planes’ es el principio), y los momentos intimistas resultasen un pelín más emocionantes. O simplemente para reordenar tracklist e ideas: ‘Siempre’ nunca debió ser el single de presentación y la planetera ‘Tu canción’ nunca debió ser la última canción de toda la secuencia, pues aunque se agradece que el disco no termine con la predecible balada, mucha gente no llegará a ella y es una de las que mayor potencial esconde.
Por lo demás, nada suena fuera de lugar en ‘Más movimientos’, un disco correcto, aunque quizá demasiado seguro para lo que ha de representar un tercer o cuarto álbum. Eso sí, las canciones de Modelo de Respuesta Polar son de cocinarse a fuego lento y todavía tenemos que comprobar hasta dónde sabe llegar la segunda mitad instrumental de ‘Lo divino’, cuánto emociona en vivo la parte hablada de ‘Mucho para ti’ o si el grupo se ocupa de subrayar el año que viene mediante nuevo videoclip, acústico o actuación televisiva el calado que puedan esconder algunas de estas nuevas composiciones. Seguiremos informando.
Calificación: 6,2/10 Lo mejor: ‘Tu canción’, ‘No me falles’, ‘Sábados’, ‘Revivir’ Te gustará si te gusta: Amaral, Viva Suecia, Los Planetas, Antonio Vega Escúchalo:Spotify
«En 2017 he sido una mamá futbolista en Portugal, pero en 2018 voy a volver a por vosotros». Estas son las palabras que Madonna ha pronunciado durante una entrevista en el programa estadounidense de Kelly & Ryan, en la que, por lo demás, lo más significativo que ha hecho ha sido bromear sobre su sobrepeso. En sus foros de fans la gente ya se pregunta si estas palabras confirman que en 2018 tendrá nuevo álbum en la calle, pues al fin y al cabo cumple 60 años y tuvo disco nuevo los años en que cumplió 40 y 50; si quiere decir que en 2018 lo grabará o si se refiere a que realizará una gira, pues en otro momento de la entrevista asegura que «pronto» hará un tour porque «se va a volver loca» si no lo hace. De su supuesta nueva película, ni rastro.
Madonna ya había dicho que había empezado a trabajar en nueva música, si bien había indicado que estaba aún en la fase primigenia del proceso, pensando en co-autores y orientación artística, inclinándose hacia lo político aunque desde un punto de vista personal, pues no se sabe «quién será el presidente de Estados Unidos» cuando el álbum llegue a la calle. Con estas vagas palabras se abría la veda de «meltdowns» habituales que han sido los lanzamientos de la cantante durante la última década: una falta de discreción absoluta sobre la grabación de los mismos que conlleva la especulación constante de sus seguidores y por tanto la generación de abrumadoras expectativas que luego es imposible cumplir; como consecuencia la decepción en ventas y crítica; las constantes filtraciones; y en última instancia las portadas en El País y la prensa amarilla británica insistiendo en la idea de que está acabada, pese a que sus giras siguen estando entre las más recaudadoras del mercado.
Aunque ya nadie se acuerde, los últimos discos de Madonna comenzaron teniendo buenas críticas: ‘MDNA’ llegó a tener un 77/100 en Metacritic gracias al apoyo de AllMusic, NME o Q Magazine, que lo llegó a situar como su mejor álbum desde ‘Ray of Light’. ‘Rebel Heart’ también fue alzado como su mejor disco en 15 años a tenor de las 6 canciones de adelanto que se presentaron en Navidad. Pero ambos después fueron valorados con peores calificaciones -sobre todo el primero- y, a tenor de su decepción comercial -en el caso de ‘Rebel Heart’ agravada por la filtración del disco con mes y medio de antelación-, la corriente de opinión se ha quedado claramente con solo lo malo… aunque luego todo vuelva: ‘Hard Candy’ fue muy mal considerado cuando salió y ahora parece asumido que como mínimo estaba bien cohesionado, y ya se oyen voces en los comentarios de Youtube o en nuestros foros que elogian lo «infravalorado y divertido» de ‘Gimme All Your Luvin’, una canción que se sigue pinchando y bailando en los mejores antros 6 años después. Calculo que en 2019 se empezará a decir que lo que hizo Madonna con Diplo y Kanye West no estaba nada mal y que ‘Bitch I’m Madonna’ es un clásico.
Pero son excepciones: la percepción generalizada es que Madonna hace tiempo que no da pie con bola. La noticia es que se cayera en los Brits, no que se levantara y terminara la canción con la coreografía prevista y la mejor sonrisa de su vida. Rara vez se recuerda que ‘MDNA’ dio a Madonna un Globo de Oro, una Super Bowl con gran audiencia y excelentes críticas, y la convirtió en 2012 en la artista de cine, música o televisión que más dinero ganó en su año. O que ‘Rebel Heart’ fue el primer disco mainstream en contar con las producciones de BloodPop -que luego se haría de oro con Justin Bieber- o SOPHIE. Ni se recuerda que de hecho el disco estuvo entre lo mejor del año para Rolling Stone, AllMusic o Popjustice. O que ambos fueron de los álbumes más vendidos de su año en todo el mundo. Parece que no hay término medio para Madonna: todo le tiene que salir de 10 para que deje algo parecido a un buen sabor de boca. Y ahí la autora de ‘Express Yourself’ (ya sabéis, «don’t go for second best baby» porque «second best is never enough») también tiene una parte de responsabilidad, y no solo por lo alto que tiene el listón.
Aunque sigo entendiendo ‘MDNA’ no como una venida de Cristo pero sí como un disco post-divorcio muy divertido con final de resaca y ‘Rebel Heart’ como uno de los álbumes más honestos, trabajados y ricos de su carrera, y ambos me parecen bastante superiores a los últimos lanzamientos de coetáneos como U2, Depeche Mode o Morrissey; su acabado no está a la altura de lo que se espera de la que fuera la Reina del Pop. Las ediciones físicas son paupérrimas sin letras ni diseño de interés, la masterización y mezcla no están optimizadas ni para vinilo ni para iTunes ni para CD, y los vídeos presentados y salvo un par de excepciones están entre lo peor que ha rodado, como es el caso de ‘Living for Love’ y ‘Ghosttown’. Sus ovarios llegaron a rechazar un buen concepto de videoclip de Joseph Khan (la vieja Madonna enfrentándose a la nueva Madonna) que seguramente este haya terminado utilizando con Taylor Swift, pues ya dijo que usaría esa idea para otro artista.
No parece casualidad que pese a los acuerdos con Live Nation e Interscope, estos últimos discos sean autoediciones de su compañía Boy Toy. Está muy bien que las decisiones artísticas las tome ella, pero son muchos los seguidores que desean un regreso a Warner, en busca de tijera, edición, sobre todo orden para secuenciar un disco, concreción de conceptos y, de hecho, márketing. Una campaña de márketing que devuelva algo de misterio a su carrera, que sepa hacer ver al público que si tan solo saca 3 singles cada 4 años y nunca colabora en discos ajenos, tanto no buscará al público joven, y que si ni hace giras de «greatest hits» ni de aniversario de ‘Ray of Light’ o ‘Like a Prayer’ tan desesperada como todo el mundo asume que está no debe de estar.
O que simplemente sepa cómo vender y orquestar el material que vaya a grabar. Por lo pronto, este anuncio tan prematuro en un programa al que no tenía ninguna necesidad de ir porque no tiene absolutamente nada que contar que no sea lo bien que le va para la cara su crema de cientos de dólares, es una mala señal: la sobreexposición de la grabación del disco anterior en Instagram no le hizo ningún bien, el exceso de noticias sobre el álbum en esta red social seguramente tuviera algo que ver con la inagotable filtración de maquetas, y los eternos anuncios «regreso pronto» que en 2014 se alargaron durante una primavera, un verano y un interminable otoño terminaron desesperando incluso a sus seguidores. Flaco favor va a hacerle que la historia se repita exactamente en 2018. ¿No puede aprender algo de su colega Beyoncé, que graba todo en sumo secreto, por mucho que implique a Eminem, J Balvin o Ed Sheeran?
‘Spirit’ no es un disco boyante y, quizás por eso, la gira actual de Depeche Mode (que ya pudimos ver en el BBK Live) tampoco es precisamente espectacular. Como únicos elementos, aparte del trío y de sus dos músicos acompañantes, una pasarela (infrautilizada) y una enorme pantalla (aún más infrautilizada), que alternaba clips de gran belleza, con imágenes de la actuación… pero que pasó la mayor parte del tiempo ofreciendo proyecciones anodinas o la nada, directamente. Pero, ¿quién necesita aderezo extra teniendo a Dave Gahan, el mejor frontman del universo? Nadie, pero se echó de menos que las pantallas no se dedicaran a perseguirlo con más ahínco. En la lejanía del Sant Jordi se pierde parte de su magia.
Volviendo a ‘Spirit’, poco confían Depeche Mode en su último disco, ya que de él sólo cayeron tres temas. Ni rastro de ‘Sounds of Universe’ o ‘Delta Machine’. El claro vencedor, por eso, fue ‘Ultra’. Hasta cinco canciones de un repertorio que obvió todo lo anterior a ‘Black Celebration’ (tocaron ‘Everything Counts’, pero la versión del ‘101’). Tras sonar el ‘Revolution’ de los Beatles, nos ofrecieron un set más bien poco revolucionario, aunque arrancaron con una contundente ‘Going Backwards’. La pantalla se llenó de colores a lo Pollock, Dave allí aparece y ya nadie se fija en nada más. En cuestión de segundos Dave se quita la chaqueta, ejecuta sus giros y, voilà, todo el Sant Jordi a sus pies. Ni ageism ni nada; el gran histrión sigue siendo, a sus 55 años, un sex symbol. Pero enseguida nos topamos con uno de los hándicaps de la actuación; la parte rítmica es tan contundente que, a ratos, engulle el resto de los instrumentos. Por suerte, la voz de Dave sí se escucha bien. Así, cuesta reconocer de entrada a ‘Barrel of a Gun’ o una ‘A Pain That I’m Used To’ excesivamente sincopada. El primer momento notable de la noche llega con ‘Precious’. Dave se pone espalda contra espalda con Martin y, claro, el público enloquece. Pero para apoteosis, ‘World in My Eyes’ que, afortunadamente, también suena estupendamente. Sin embargo, la rendición absoluta viene con el mejor momento de la noche: ‘Cover Me’, una de las escasas aportaciones de ‘Spirit’, acompañada por su melancólico videoclip, es un hermoso ejercicio donde la voz de Dave se alza portentosa y la música torna en tormenta apocalíptica, llevándose por delante cualquier voluntad. Me deja tan arriba que, el momento Martin Gore, a continuación, me destempla. Entona dos temas de ‘Ultra’, ‘Insight’, solo acompañado por el teclista y la emotiva ‘Home’… que resulta algo menos emotiva de lo que debiera porque a ratos parece desacompasada. Y la imagen proyectada para acompañarla, una casita dibujada en pizarra resulta un tanto ridícula. Sin embargo, el final con Martin en la pasarela recibiendo su baño de masas y los “Oh oh” masivos del público sí que acaban poniendo piel de gallina.
Regresa Dave, ahora de rojo, reclamando su cetro, pero el público no cesa con los “Oh Oh” de ‘Home’. Para poner orden, impone una ‘In Your Room’ con una energía rítmica excesiva que se come la canción, energía que sí se ajusta adecuadamente a ‘Where’s the Revolution’. Pero claro, ya llevamos una hora de concierto y es turno de los «momentos míticos», que se inauguran con un ‘Everything Counts’ con el automático puesto. ‘Stripped’ funciona mejor a pesar de lo solemne y lo canónico de la versión. La locura se desata otra vez con ‘Enjoy the Silence’ y, a pesar de la matraca de la batería, me abandono y la bailo y la canto como si no hubiera un mañana. Y ya llega ‘Never Let Me Down Again’ con Dave saltando, dando vueltas, dándolo todo… pero me acaba generando una gran frustración, ya que nos hace cantar a nosotros lo de “Never let me doooown” y nos deja con las ganas de escuchárselo entonar a él. Y sí, es muy bonito ver a todo el Palau Sant Jordi moviendo brazos al unísono, pero me sorprendo a mí misma gritando: “Dave, ¡menos correr y más cantar!”.
Los bises ya son sota, caballo y rey, aunque nos deparan bonitas sorpresas, como la versión íntima de ‘Strangelove’ interpretada por Martin solo con el teclista. Y es que los momentos íntimos, al prescindir de la batería, acaban siendo los más disfrutables. Porque en ‘Walking In My Shoes’, con el mejor clip de la noche, la base rítmica se merienda las sutilezas. Lo mismo en ‘A Question of Time’ y, para rematar, Dave tampoco canta el estribillo. Sin embargo, a ‘Personal Jesus’ la dureza le queda niquelada, y el Sant Jordi casi se viene abajo con los aullidos del público que no quiere que el concierto acabe. Y me marcho con cierta sensación agridulce. Porque ni el sonido, ni los arreglos, ni la parte audiovisual han acabado de acompañar. Pero, a pesar de las objeciones, se impone lo positivo; han sido dos horas de actuación, no han aburrido ni un instante, han ofrecido un buen setlist (quizás algo tópico) y el público estaba entregadísimo. Y por encima de todo, la oportunidad de seguir disfrutando de Dave Gahan, aún en su esplendor físico y vocal. 7.
A falta de que el mundo descubra si Beyoncé presentará algo nuevo en la edición 2018 de Coachella o repetirá más o menos el espectáculo correspondiente a ‘Lemonade’ con el que giró por todo el globo, la cantante se ha involucrado en 3 sencillos hechos para arrasar, de los cuales ha triunfado de verdad solo el último. Tras los medio decepcionantes resultados de ‘Mi gente’ junto a J Balvin y sobre todo ‘Walk On Water‘ junto a Eminem, ha calado el ‘Perfect Duet’ que se ha marcado junto a Ed Sheeran.
La canción, que ya había ascendido considerablemente en las listas de éxitos durante las últimas semanas y de hecho estaba a punto de ser número 1 ya con la versión en solitario de Sheeran, pega por supuesto un estirón gracias a Beyoncé y es el nuevo número 1 de las listas británicas. Sin embargo, a pesar de que las ventas han subido un 175% gracias a Beyoncé, la cantante no está acreditada por la Official Charts Company de Reino Unido y por tanto no contará como número 1 oficial en la carrera de Beyoncé, el cual en las islas no consigue en solitario desde ‘If I Were a Boy’ en 2008 y acompañada desde ‘Telephone’ con Lady Gaga en 2010.
Mientras se ha anunciado que sí estará en cambio acreditada junto a Sheeran en Estados Unidos, donde su último número 1 era hasta ahora ‘Single Ladies’ (2008), en Australia no está tampoco acreditada, aunque sí en Bélgica o Suiza. En Holanda, tras no aparecer acreditada sí lo está. Según algunos usuarios expertos en UK Mix, el crédito a Beyoncé depende del sello de Sheeran, por lo que habrá que permanecer atentos a la web oficial de la Official Charts Company por si alguien mueve ficha al respecto.
5 años después de su disco ‘Woman’, que incluía temazos de suave R&B como ‘The Fall’ y ‘Open’, Rhye volverán con un nuevo álbum que recibe el nombre de ‘Blood’ y estará en el mercado el próximo 2 de febrero. El álbum incluirá canciones que han ido dando a conocer durante las últimas semanas, como ‘Taste‘ y ‘Please‘. La canción que ha quedado fuera de la selección ha sido ‘Summer Days’ tanto en su edición normal como en la remezcla de Roosevelt. En cambio, sí encontramos una canción nueva que se ha publicado esta semana llamada ‘Count to Five’.
El grupo ha revelado la portada de su nueva obra, de nuevo inspirada por la sensualidad femenina, lo cual es toda una declaración de intenciones si recordamos que su primer disco se llamaba ‘Woman’ y que mucha gente piensa que en Rhye canta una chica. Además, las portadas de todos los singles retratan distintos ángulos de una mujer desnuda. El dúo añade: «Hemos pasado los últimos años en la carretera llevando el proyecto salido de nuestras habitaciones que fue ‘Woman’ a la experiencia en vivo. Y con ‘Blood’ el procedimiento ha sido el opuesto, la música y los sonidos han nacido en el entorno del directo y se han construido desde la performance».
01 Waste
02 Taste
03 Feel Your Weight
04 Please
05 Count to Five
06 Song for You
07 Blood Knows
08 Stay Safe
09 Phoenix
10 Softly
11 Sinful
HAERTS publicaron uno de los mejores discos de 2014, su debut homónimo. Tras varias pistas sueltas, le darán continuación a principios de 2018, y el adelanto que han compartido esta semana pone los dientes largos. Se trata de la estupenda ‘The Way’, en la que reafirman su gusto por el sonido Fleetwood Mac y se mantienen como algunos de sus mejores herederos junto a gente como Lissie, Haim o, en menor medida, Florence + The Machine (esta relegaba sus canciones más Fleetwood Mac a la categoría de bonus tracks de su último disco).
Nini Fabi, al estrenar esta canción esta semana en Gorilla vs Bear, afirmaba: «‘The Way’ es una de las últimas canciones que escribimos para el disco. El disco es sobre el amor, que yo creo que siempre conlleva tristeza y belleza, así como un poder transformador. ‘The Way’ es sobre esto tan místico, poderoso e intangible. Algo profundo y viejo en nuestro ADN imposible de explicar, lo que nos quita el miedo y nos da fuerza aunque nada sea permanente».
Os dejamos con esta canción co-producida por los propios HAERTS junto a Jean-Philip Grobler (más conocido como St Lucia), y en la que piden a su interlocutor que les “muestre el camino”, y que les “acoja en su corazón” hasta “que volvamos a encontrarnos de nuevo”.
Hace muchísimo frío y ya han encendido las luces de Navidad: no es tan mala idea que Carla Bruni saque un disco de versiones. Al fin y al cabo, ¿qué nos puede afectar más ahora mismo que su escalofriante interpretación de ‘Le ciel dans une chambre’? Sin embargo, varias cosas lastran este disco de revisiones de la cantante producido por David Foster. En primer lugar, la selección de canciones es demasiado evidente: están canciones tan sobadas como ‘Enjoy the Silence’ de Depeche Mode, ‘Perfect Day’ de Lou Reed o ‘Crazy’ y cuando aparece la trilladísima ‘Moon River’ para cerrar, el «eye rolling» ya es inevitable. En segundo lugar, aunque la producción es correcta, con ese piano para el clásico de Depeche, el ritmillo bailable de ‘Crazy’ con Willie Nelson o la guitarra eléctrica muy en segundo plano para la revisión de AC/DC, Bruni parece haber querido despojar de tanto a las canciones, que a veces las ha dejado sin su mismísima alma. Y por último, ese «French Touch» que aparece en el título no termina de asomar por ningún lado: ¿en qué Francia estarán pensando si desde luego no es la de Daft Punk pero tampoco la de Hardy y Gainsbourg? Vamos por el quinto disco de Carla y su formidable debut cada vez es un punto más lejano en el horizonte…
Calificación: 4/10 Lo mejor: ‘Please Don’t Kiss Me’, ‘Stand By Your Man’ Te gustará si: adoras su voz y te da igual lo que cante Escúchalo:Spotify
Björk presenta videoclip para la canción titular de su nuevo disco, ‘Utopia’. Warren Du Preez y Nick Thornton Jones dirigen esta pieza que naturalmente se ambienta en un mundo “utópico” y extraño imaginado por la cantante islandesa, que toca la flauta junto a su grupo de flautistas mientras se relaja rodeada de plantas exuberantes (perlas, hojas de cristal) o juega con una especie de pájaro-libélula que parece un Pokemon.
‘Utopia’ se presentaba el pasado mes de octubre con otro vídeo surrealista, ‘the gate’, firmado por Andrew Thomas Huang y que empezaba en un mundo imaginario muy similar al de este nuevo vídeo, para luego trasladarnos a la oscuridad, desde donde una Björk vestida de Gucci interpretaba la canción. Para ‘blissing me’ también se realizaba un videoclip algo más sencillo, si bien acorde a la estética luminosa y de colores pastel de la etapa ‘Utopia’.
Ya van al menos dos vídeos espectaculares para ‘Utopia’, aunque Björk necesitará algo más que suerte y buenos vídeos para levantar las ventas del álbum, que están siendo decepcionantes. Por lo menos la crítica sí está con ella y ‘Utopia’ es uno de los discos del año para numerosas publicaciones.
Manic Street Preachers publicarán un nuevo álbum, ‘Resistance is Futile’, el próximo 6 de abril. Será el primero desde ‘Futurology‘, publicado en 2014, y se adelanta oficialmente con el single ‘International Blue’. Una canción que James Dean Bradfield explica está inspirada en el pop “luminoso y ansioso de libertad” que escuchaba en la radio de pequeño y también en las canciones de carretera de Bruce Springsteen y The War on Drugs, “pero con un filtro europeo”.
El bajista del grupo, Nicky Wire, ha explicado a NME que en la canción es una especie de respuesta a ‘Motorcycle Emptiness’ (dice que les mueve la misma “energía naíf”) y que el grupo ha querido capturar en ella una sensación de optimismo pero sin caer en el escapismo. “Aunque sí suena como si estuviéramos construyendo nuestro propio mundo… No es que busques desconectar del mundo, pero sí encontrar inspiración. De no ser así puedes llegar a ahogarte en un mar de negatividad total”.
Sobre el nuevo álbum de Manic Street Preachers, en su web se explica que “los temas principales de ‘Resistance is Futile’ son la memoria y la pérdida de la misma -historia olvidada-, la realidad confundida y el arte como lugar de escape e inspiración. Musicalmente el álbum es obsesivamente melódico y en varios sentidos referencia la ingenuidad de ‘Generation Terrorists’ y el impulso orquestal de ‘Everything Must Go’”.
Semana extremadamente relajada de lanzamientos, la de este segundo viernes de diciembre. Sobre todo, cabe destacar el primero de la trilogía de EPs que publican Belle and Sebastian y el nuevo disco de versiones de Jim James de My Morning Jacket. Aunque en el panorama del hip hop y la música urban sí hay movimiento: el conjunto de Big Sean & Metro Boomin, el de nuevo de Juicy J y el nuevo EP de Pell, una de las grandes promesas del R&B contemporáneo yanqui.
Sin embargo, sí es una semana muy profusa en singles: nuevas canciones de Charli XCX (junto a Tove Lo y ALMA), Manic Street Preachers, Vega –single que estrenamos días atrás–, Haerts, Burrito Panza (grupo, recordemos, formado por miembros de Surfin Bichos y Mercromina), SOPHIE, Camila Cabello, Dellafuente, Sticky M.A. (miembro de Agorazein, la crew de C. Tangana), Jonathan Wilson, Tune-Yards, Eminem, Kyle Craft, Rhye, el debut de los interesantes Ambre para Subterfuge, Mr Hudson & Vic Mensa, The Wombats, Glen Hansard, SOHN, los interesantes MissDandy, The Neighbourhood, Rudimental, Nick J.D. Hodgson, Abraham Mateo & 50 Cent & Austin Mahone, Manu Chao, Miguel Poveda, G-Eazy & Charlie Puth, Aaron Carter, Le Youth & MNDR, Galantis y el as del grime Wiley.
En cuanto a las curiosidades del día, hay numerosos villancicos, como los de Ellie Goulding, Gaz Coombes (Supergrass) y LA Wise Man (FKA LA Priest), pero también una inesperada cantidad de remixes de temas de estrellas pop a cargo de productores de moda/interesantes: Rihanna presenta un EP de mixes bailables de ‘Consideration’, su tema con SZA, mientras que Taylor Swift se presenta filtrada por Bloodpop (Justin Bieber, Lady Gaga) y HAIM son vistas por Mura Masa. Además, Fifth Harmony versionan ‘Feels’ de Calvin Harris al piano, al igual que hacen Dua Lipa y Gallant con ‘Tears Dry On Their Own’ de Amy Winehouse. También destaca la llegada a streaming del single navideño que Thom Yorke lanzó en la era ‘Tomorrow’s Modern Boxes’, ‘YouWouldn’tLikeMeWhenI’mAngry’.
Bryan Singer, conocido por ser el director de la saga ‘X-Men’, ha sido acusado de abusos sexuales por un hombre llamado Cesar Sanchez-Guzman, quien defiende Singer le violó en un yate en 2003, cuando Sanchez-Guzman tenía 17 años y por lo tanto era menor. El demandante explica que el incidente ocurrió durante una fiesta del investor Lester Waters, quien según la demanda solía “organizar fiestas para jóvenes gays en Seattle”, en una de las cuales se encontraban Sanchez-Guzman y Singer.
El demandante explica que durante un punto de la fiesta Singer lo llevó a una habitación, le forzó a hacerle sexo oral, le hizo sexo oral después a él y después le penetró analmente, todo sin consentimiento previo de Sanchez-Guzman. Según el demandante, posteriormente Singer le ofreció trabajo en Hollywood para que mantuviera el silencio por lo ocurrido y le amenazó con que podía contratar a gente para arruinar su reputación si hacía público el suceso. Además, Sanchez-Guzman asegura que el incidente ha producido en él secuelas físicas y mentales que arrastra a día de hoy.
El director ha negado “categóricamente” las acusaciones de Sanchez-Guzman y en un comunicado ha asegurado que “defenderá su posición con vehemencia hasta el final”. Singer apunta que Sanchez-Guzman se declaró en bancarrota hace unos años y que en ningún momento desveló esta información a los tribunales, pero que es ahora, justo cuando el juzgado le ha liberado de sus deudas, que lo hace público. Esta misma semana, Singer ha sido noticia tras haber sido despedido del rodaje de ‘Bohemian Rhapsody’, el biopic de Freddie Mercury.
La rapera de Croydon, Londres Nadia Rose es una de las artistas revelación de 2017 en Reino Unido gracias a canciones tan decididas y carismáticas como ‘Skwod’, ‘Tight Up’, ‘Station’, ‘BOOM’ o ‘Wat Up’, que le han valido entre otras cosas competir en la apuesta de BBC Sound of… de este año, que finalmente ganaba Ray BLK.
Más allá de su EP, el pasado 27 de octubre Nadia Rose publicaba nuevo single, ‘Big Woman’, producido por AT Bamz; un tema exuberante, que se sirve de un ritmo dancehall y una potente sección de vientos para celebrar a la “gran mujer” que es Nadia Rose, sobre todo en lo que se refiere al sexo. Porque Rose está “lista para la acción” y cuando no pide claridad y decisión a su amante, se describe grabándose a sí misma en su casa para “practicar” las cosas que todavía no le ha hecho.
La rapera de Londres presenta su EP de debut, ‘Highly Flammable’, esta noche de viernes en la sala Razzmatazz de Barcelona. Las puertas abren a la 1 horas y las entradas están a la venta a un precio de 13 euros + gastos anticipada y 17 euros taquilla. Este sábado 9 de diciembre se presentará en la sala Ochoymedio de Madrid. Las entradas están disponibles en Ticketea.
Tras su intento de acercarse a igualar el éxito de ‘Despacito’ en ‘Loco enamorado’, el gaditano Abraham Mateo sigue en su propósito de conquistar el mercado internacional con su nuevo single, ‘Háblame bajito’, que presenta los ritmos urban y tropical-house propios del último Justin Bieber en una producción de gran factura a cargo de Jumbo “El que produce solo”, que ya se encargó del single anterior.
La producción ultra contemporánea de ‘Háblame bajito’ se eleva de nivel además de dos colaboradores de más o menos renombre como el joven Austin Mahone (conocido por canciones como ‘Mmm Yeah’ con Pitbull) y el rapero 50 Cent. Ambos aparecen en el videoclip para este tema presentado este viernes y estrenado por Billboard.
No son tantas las veces que vemos a un artista español operando a este nivel de producciones y menos colaborando con según qué gente, y posiblemente Abraham Mateo esté bastante cerca de ser el nuevo Enrique Iglesias en ese sentido, si es que no lo es ya.
El último álbum de Abraham Mateo hasta la fecha es ‘Are You Ready?’, publicado en 2016 y que llegó a ser top de ventas.