Especialmente desde el penúltimo podcast en el que hablábamos sobre cómo las ventas de nuestra tienda eran imprescindibles para sostener el site, todos los productos que vendemos están dando sus últimos coletazos. Os informamos de cuál es la situación:
→El libro ‘Un viaje por 200 discos clave del siglo XXI‘ está a punto de agotarse. En la hora de redacción de este informe, quedan 40 unidades que podrían durar quizá 2 días, quizá 2 semanas, quizá 2 meses. →Las tazas JNSP se han agotado momentáneamente. Encargamos más a fábrica hace unos días, pero entre la situación de la pandemia y la crisis de suministros por ejemplo del cartón, no esperamos que lleguen hasta mediados de enero.
→Puedes reservar un pack TAZA + LIBRO por tiempo limitado. Si os interesaba el pack LIBRO + TAZA por 30 € con gastos de envío gratis con el código YOAPOYOALAPRENSAMUSICAL, que realmente ha sido el gran hit de la Navidad, podéis aseguraros de que os hacéis con uno de los pocos que van a quedar (pues casi no quedan libros), comprándolo cuanto antes, aun a sabiendas de que lo recibiréis bien entrado el mes de enero, probablemente. →Sigue disponible el PACK de LIBRO + TOTE + CAMISETA por 30 € también con gastos de envío gratis, pero no quedan muchas tallas. Básicamente hay CAMISETAS ROSAS de TALLA L, y en cuanto a la CAMISETA BLANCA, un par de unidades de cada talla. →Los libros de Juan Sanguino han aparecido como «agotados» en algún momento, pero ya los hemos repuesto gracias a la premura de su editorial. Los hemos recibido esta misma Nochebuena y ya están de nuevo a vuestra disposición.
Finalmente, informaros de que todos los envíos DE LIBROS realizados a la Península durante este fin de semana, el lunes 27 y el martes 28 de diciembre serán EXPRESS, para asegurarnos de que llegarán antes de Reyes, sin coste adicional para vosotrxs. La entrega está garantizada en unas 48 horas sin contar fines de semana, por lo que estad atentos a las direcciones indicadas. Cualquier duda, os atenderemos en tienda@jenesaispop.com. Mil gracias por el apoyo masivo estos días y feliz salida y entrada de año.
Podcast: la importancia de regalar o regalarte JNSP
Este sábado ha circulado por internet una captura del diario El Mundo en la que un texto del diario aseguraba que Miguel Bosé «merecía morir de covid» a causa de sus últimas declaraciones negacionistas, que a su vez gran parte del público demanda que dejen de aparecer en la prensa de manera reiterada, cuando la población trata de afrontar la sexta ola con la atención primaria colapsada.
El texto completo extraído de un “sube y baja” en el que Miguel Bosé “baja”, decía: “el muy irresponsable negacionista ha vuelto a pronunciarse en la televisión argentina contra las vacunas recomendando, el muy imbécil, “apagar las televisiones del mundo y dejar de escuchar mentiras y la manipulación con que se está sometiendo a la gente”. Merecería morirse de covid por el daño que está haciendo”.
Parecía un «fake» pero era real, y después de que varios personajes públicos de diversa orientación política condenaran el comentario, el diario publica hoy una disculpa, en la que explica que el texto está sacado de una página de Jaime Peñafiel, y justifica que este ha pasado la covid y ha «visto peligrar su vida».
El periódico condena abiertamente la postura de Bosé: “el cantante se reafirma en su negacionismo sobre el covid al insistir en que la Humanidad es objeto de la manipulación, no concreta bien de quién, en todo lo referente a la profilaxis contra el virus, y apuesta por hacer oídos sordos a las recomendaciones sanitarias”. Pero también critica a Peñafiel porque el diario “no comparte” su visión “en absoluto”. El diario cree que “el cansancio pandémico y la creciente ola de contagios y muertes por la variante ómicron aumentan la sensibilidad de todos sobre el tema (…) pero ni esas ni otras eventualidades son razones para desear la muerte de un ser humano, por muy disparatado que sea su discurso sobre un tema que tantísimo dolor está ocasionando en el mundo”.
Concluyen: “Jaime Peñafiel se ha expresado a título personal, en contra del código ético de este medio. Y por ello pedimos disculpas a los lectores”, disculpas que parecen hacer referencia a que alguien no hizo su trabajo de revisar todo lo publicado en la sección correspondiente.
‘Yo invito’ de Amaia ha sido esta semana la canción más votada de JENESAISPOP, dejando ‘Quiero pero no’ en el número 2. En total, 7 canciones de Romero han sido top 1 en nuestra lista semanal, que en breve cumplirá 16 años. Los anteriores fueron ‘Un nuevo lugar’, ‘El relámpago’, ‘Quedará en nuestra mente’, ‘Quiero que vengas’, ‘El encuentro’ y ‘Quiero pero no’.
La entrada más fuerte es la de ‘Culpa’ de Javiera Mena, una canción que ya conocíamos antes del resto de candidatas a representar a España en Eurovisión. En días previos os hemos preguntado cuáles de las 14 composiciones aspirantes del Benidorm Fest os gustaban, y las 5 más votadas han sido escogidas como candidatas para el top 40 de JNSP.
De momento esta semana también entran FKA twigs con The Weeknd, aunque en una posición modesta para los nombres de que se trata, Big Thief, Halsey, Valdivia y el momento incómodo. Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas, salvo que logren ser el tema más votado.
Inauguramos el formato EXPRESS de REVELACIÓN O TIMO, el podcast de JENESAISPOP, dedicando el episodio de esta semana a felicitaros la Navidad, Mariah Carey mediante. Repasamos brevemente los hitos y las características de ‘All I Want for Christmas Is You’, que han podido llevar a su éxito, también las circunstancias históricas, qué película se cruzó en su camino o qué otro clásico noventero co-escribió su co-autor. Además, nos traemos de nuevo a nuestra colega plumilla Ana Serrano como invitada.
Ana nos cuenta cómo conoció a Mariah Carey después de su concierto navideño en Madrid, cuya crónica podéis encontrar en tal enlace, y comparte con nosotros en Instagram esa icónica foto en la que tuvo a bien salir con los ojos cerrados.
Os recordamos que podéis regalar o regalaros JENESAISPOP a través de los productos de nuestra tienda online: libros, camisetas, tazas…
Mach-Hommy es otro de esos artistas misteriosos que buscan crear un culto alrededor de su obra más que triunfar masivamente en el plano comercial. Su música no está hecha para las playlists, pero él mismo se encarga de alimentar el enigma de varias maneras. No enseña su rostro públicamente, pues siempre lo lleva velado con un pañuelo, y es especialmente polémico el desorbitado precio que el rapero aplica a sus lanzamientos físicos y a su merchandising. La edición de lujo de ‘Mach’s Hard Lemonade’ superaba los 440 dólares y otros de sus álbumes rondan también las tres cifras. Si no fuera porque sus discos están disponibles en las plataformas de streaming escucharlos sería imposible para la mayoría de mortales. Para colmo las letras de Mach-Hommy no están subidas a sitios como Genius por deseo expreso de su autor.
La figura de Mach-Hommy invita a debatir sobre el precio que se asigna a las obras de arte y sobre cuánto contribuye este a la valoración de sus méritos artísticos, pero también saca a relucir la importancia de que los músicos independientes creen un valor para su trabajo especialmente en un contexto de saturación musical más competitivo que nunca. En el caso de Mach-Hommy, el valor de sus elaborados beats, de su exquisito flow y de sus personales letras es evidente más allá de cualquier precio hasta el punto de haber llamado la atención de mismísimo Jay-Z (el lanzamiento de ‘Mach Hard’s Lemonade’ fue originalmente exclusivo de Tidal), y ‘Balens Cho’, el segundo de los dos discos que ha publicado este año, es un pequeño tesoro que merece ser descubierto por el pueblo por difícil que el artista lo ponga para disfrutarlo en toda su dimensión.
El sonido de Mach Hommy se sitúa en los parámetros de un hip-hop matizado de jazz que suena aletargado y narcótico. Su registro grave carga de peso unas producciones humeantes que suenan inspiradas en el trabajo de beatmakers como J Dilla o MF Doom y que suenan especialmente mágicas escuchadas a altas horas de la noche. ‘Balens Cho’, producido junto a Nicholas Craven, se crece a todas luces en este contexto pues incluye interludios extraídos de viejas emisiones de radio protagonizadas por locutores (aparentemente) blancos que suenan incluso fantasmales al provenir de tiempos remotos (probablemente de los años 40 o 50) y que hablan sobre la cultura de Haití, el lugar en el que se asienta todo este trabajo cuyo título significa «velas calientes» en criollo. Mach-Hommy es haitiano aunque está afincado en Nueva Jersey y, si su último disco se titula ‘Pray for Haiti’, el país caribeño vuelve a ser el protagonista total de este nuevo trabajo que reflexiona sobre la colonización.
Haití es un lugar especialmente significativo para la población negra, pues en sus tierras tuvo lugar la primera revolución de esclavos negros de la historia, pero ‘Balens Cho’ es un trabajo tan personal como historiográfico. Una de sus pistas destacadas, la hipnótica ‘Magnum Band Remix’, sí apela a la historia para recordar que «todos los programas espaciales derivan de África» a la vez que reflexiona sobre el arte, los mitos y la realidad, y la celestial ‘Separation of the Sheep and the Goat’, que hace uso de unos coros 100% Beach Boys además de sonidos de arpa, apela al «estrés físico y mental» provocado por los «disturbios civiles» y habla de «libertad y muerte» en el contexto de la parábola apocalíptica titular, la del juicio final. Sin embargo, en ‘Balens Cho’ Mach Hommy nos habla también de su camino hacia el éxito («salí del barro», canta en ‘Labou’), de sus experiencias con el racismo (el noir jazz de ‘Wooden Nickels’) o de la importancia de cuidarse a uno mismo, como relata en la exquisita pista final ‘Self Luh’, que busca la estética de la degradación de sonido y del siseo de vinilo para dar lugar a una pequeña joya.
El Caribe sí está muy presente musicalmente en el disco, especialmente en el protagonismo de los instrumentos de viento, que aportan cierto sabor latino (en concreto cubano) a la adictiva ‘Labou’ y en una intrigante ‘Traditional’ en la que el rapero se pregunta «qué ocurre cuando las condiciones no se pueden soportar». Hay piezas más cacofónicas, como la sucia ‘Money Magnets’, pero los beats de Mach Hommy se niegan categóricamente a dejar indiferente y, entre interludio e interludio, llama la atención la ufana melodía de ‘Lajan Sal’ o el vaporoso sonido de la mencionada ‘Wooden Nickels’. En todo momento los beats suenan sucios pero los instrumentos y samples usados transmiten un mimo absoluto por la creación de ambientaciones y texturas. Los 23 minutos de ‘Balens Cho’ realmente se pasan como un suspiro e incluso se hacen cortos. Un disco, en definitiva, apto para aficionados al hip-hop más exquisito, pero también a un rap que huye de los parámetros del Today’s Top Hits.
El eslogan «no puedo creer que siga protestando por esta mierda» es uno de los más populares que se pueden observar hoy en día en cualquier manifestación, sobre todo en Estados Unidos. Es una frase meta porque habla sobre la manifestación desde dentro de la misma y ‘Una Navidad con Samantha Hudson’ traslada ese mismo «hastío vital» -como canta Amaia al final del especial en la balada ‘Óyeme’, desde hoy disponible en las plataformas de streaming junto al resto de la banda sonora- al formato de largometraje televisivo.
Se ha cuestionado que Samantha Hudson sea una artista transgresora porque lo que hace ya lo hicieron otras antes (qué novedad), pero el problema precisamente es que lo que hace siga teniendo sentido en 2021. El objetivo de Samantha, en mi opinión, no es innovar ni tampoco ejercer de voz experta en ninguna materia, sino asumir el papel de artista pop que trae un discurso diferente, abiertamente politizado, que nos habla de diversidad de género y orientaciones sexuales pero que también cuestiona el capitalismo y la figura de la policía, reivindica el comunismo incluso llegando a abogar por un «marxismo queer» que no es ninguna invención de Hudson aunque a algunos se lo haya parecido, y denuncia la apología del franquismo y la hipocresía de la iglesia.
Como película navideña estrenada en una plataforma de pago, ‘Una Navidad con Samantha Hudson’ es mucho menos polémica pero tampoco deja títere con cabeza sin abandonar el humor absurdo que caracteriza a la artista. La política madrileña aparece representada en un personaje muy similar a Isabel Díaz Ayuso que lidera un partido llamado PENE («Partido Español Nacional Extremista») y que afirma que «si nos llaman fascistas es que algo estaremos haciendo bien». A continuación hace pedazos frente a la cámara la imagen de una virgen negra como si fuera Sinéad O’Connor en Saturday Night Live. En otra escena, la delirante Manuela Trasobares lanza una merecida pulla a las eléctricas y la supuesta corrupción a la que la cultura LGBTQ+ somete a la población infantil según ciertos sectores ejerce prácticamente de leitmotiv de toda la película.
En ‘Una Navidad con Samantha Hudson’, la autora de ‘Liquidación total‘ prepara un especial navideño dedicado a la cultura del transformismo pero Antena 3 cancela su emisión a raíz de las protestas de un grupo de ultras que defienden los «valores tradicionales» de la Navidad. Samantha Hudson, una estrella déspota que ha olvidado sus orígenes y perdido toda conciencia de clase, se ve obligada a regresar al antro de Chueca en el que empezó a actuar pero trata a sus antiguas compañeras (La Prohibida y Supremme Deluxe entre ellas) con desprecio. A lo largo del especial y cual Scrooge en ‘Un cuento de Navidad’ de Charles Dickens, Samantha va recobrando la sensatez con la ayuda de sus ángeles, Arturo Valls y Yurena, dos personajes que, como la reina de los bajos fondos, han sido absorbidos por la cultura de la telebasura, pero que precisamente representan valores como la empatía o el amor propio que son intrínsecos a la experiencia queer. Valores que, como plantea Hudson por otro lado, tampoco se tienen que dar por defecto: la enemistad de Samantha con sus antiguas compañeras, que se resuelve al final felizmente, demuestra que, cuando la comunidad LGBTQ+ pelea consigo misma, olvida su objetivo común, que es luchar por la igualdad.
El absurdo de ‘Una Navidad con Samantha Hudson’ toma caminos tan dispares como los cameos de Paco Clavel o de un Jordi Cruz recién salido del plató de ‘Art Attack’, la versión travesti de ‘Loba‘ de Shakira en clave italo disco o la aparición de Chenta Tsai aka PUTOCHINOMARICÓN vestido de cura para oficiar el funeral imaginario de Samantha Hudson, al que no acude una sola persona. La misma existencia de Chelo, la representante de Samantha Hudson interpretada por Anabel Alonso que guarda más de un parecido razonable con la periodista de Sálvame fan de Pantocrator, es digna de comentar por lo mucho que recuerda su dinámica con Samantha a la del Quijote y Sancho Panza: las dos parecen existir en universos paralelos. En el especial, las continuas referencias o bromas a costa de personajes pop como David Bowie, Demi Lovato o «Muerta Sánchez» y su himno de España plagan los diálogos de manera nada forzada y muy divertida, y el surrealismo de algunas escenas, por ejemplo, el remix reggaetonero de ‘Mira cómo beben los peces en el río’ junto a Ms. Nina, es equivalente en envergadura al de las protestas de las feministas transexcluyentes supuestamente expertas en biología que se dan hoy en día y que aparecen pertinentemente representadas en pantalla.
Samantha Hudson deja claro en el final de la película que es consciente de que la cultura drag puede ser otro producto del capitalismo, exactamente igual que lo es su misma figura o la misma existencia de este especial, pero también defiende el valor de la cultura como catalizadora de ideas que pueden remover conciencias y «cambiar el mundo» (las comillas son nuestras). El valor, en definitiva, de jugar al juego del capitalismo desde dentro. En su caso, la artista defiende los derechos de la comunidad LGBTQ+ con la herramienta más difícil y a la vez más efectiva de todas, el humor, y lo hace reciclando referencias a punta pala porque reciclados están también esos mismos discursos. Desde el segundo cero, ‘Una Navidad con Samantha Hudson’ pone en marcha un continuo reciclado de referencias culturales y discursos pasados de rosca salidos de la extrema derecha (y no tan extrema) que pone en evidencia la necesidad de continuar plantando cara a la intolerancia y al odio en un momento en que la violencia homófoba campa a sus anchas aunque algunos y algunas se nieguen a reconocerla como tal. No, Samantha Hudson no ha venido a salvar el planeta del apocalipsis ni a implementar el comunismo de la noche a la mañana pero vale la pena acercarse a su discurso por irregular o confuso que pueda haber sido en ciertos momentos. Detrás del humor, las pelucas y los cameos hay un mensaje que merece ser emitido en abierto.
Rosalía ha compartido a través de sus redes sociales durante estos días algunos avances de su próximo disco ‘MOTOMAMI’. Desde la cuenta de Twitter ‘Rosalía Info’, podemos ver cómo la catalana está ultimando los detalles de lo que será su tercer álbum.
En uno de los vídeos que publica esta cuenta aparecen sus amigos escuchando en primicia ‘SAKURA’, uno de sus nuevos temas. En otro, muestra un avance de ‘La combi Versace’ en la que vuelve a contar con Tokischa tras su hit ‘Linda’.
Rosalía ha querido contar con la ayuda de Frank Ocean en el estudio, así lo muestra una foto en la que aparece el estadounidense de espadas y con las manos en un sintetizador. También ha mostrado al coro joven que le acompaña en la grabación del disco. Además, ha desvelado el tracklist de ‘MOTOMAMI’, que contará en principio con 19 canciones y que incluye la colaboración con The Weeknd ‘La fama’.
El pasado noviembre Rosalía anunció el lanzamiento de este álbum, que lleva el nombre de la empresa que la artista fundó junto a su madre hace un par de años. Todavía se desconoce la fecha de estreno de ‘MOTOMAMI’ pero poco a poco se van descubriendo los detalles de su esperado tercer disco.
Rosalía muestra un avance de 'SAKURA', canción que forma parte de su tercer álbum 'MOTOMAMI'. pic.twitter.com/rgzCTtSPwc
Sen Senra cierra uno de los años más importantes de su carrera este 2021 tras la publicación de su EP ‘Corazón cromado‘ y empezará otro igual de importante en 2022 con la celebración de sus anunciados recitales en el Palau Olímpic de Barcelona y en el WiZink Center de Madrid.
El gallego, que en 2022 visitará otros festivales como el Tomavistas de Madrid, el Cala Mijas de Málaga o el Mallorca Live, ha continuado lanzando singles sueltos tras el lanzamiento de aquel EP que han seguido nutriendo su repertorio de nuevos «growers» que escuchar en bucle. Era el caso de la rítmica ‘Te va a ser mejor‘ y también de la canción que publicaba anteriormente a esta.
‘Globo’ es otra composición de Sen Senra en la que el artista reflexiona sobre el éxito que ha alcanzado en los últimos tiempos y sobre su ambición. Canta que «estoy inflao’ como un globo» y «quiero más, quiero hacerme con todo» e insiste que «no voy a pararlo, eso seguro / menos desinflarme, sería lo último / antes que me rompan ya me pincho yo». El éxito ha contaminado su relación y, en uno de los momentos más peculiares de la canción, canta: «Para ti estoy fuera, soy como un guiri».
La composición de ‘Globo’ es 100% Sen Senra, tanto que pudo parecer más de lo mismo en un principio, pero cuando la canción continúa entre las más escuchadas del artista meses después de su lanzamiento solo se puede hablar de éxito (en Spotify supera el millón de reproducciones). Y lo cierto es que ‘Globo’ realmente no es más de lo mismo: la primera parte, más acústica, lleva a esa impresión, aunque melódicamente es excelente; pero la segunda parte se compone de un in crescendo atmosférico inédito en su repertorio creado con guitarras, cuerdas y beats electrónicos. Es un paisaje onírico que dura unos segundos hasta que la canción vuelve a la tierra, llevándonos a su inicio.
Rauw Alejandro ha estrenado esta noche ‘Hunter’, todo un regalo de Navidad para sus fans, y todo apunta que está dedicado especialmente a Jhay Cortez.
En este nuevo tema de trap, Rauw le lanza beef al autor de ‘Ley Seca’ con frases como “Si tú eres más duro entonces (Feka) /¿Porque no dices quien te escribió el verso de ‘911’? (fue Mora)” o “A las nenas le encanta como baila Rauw / ‘Fiel’ al bofetón que te tengo apuntau”.
En el vídeo de la canción, en una de las escenas aparece Rauw vestido de pitcher de béisbol, el cual podría ser un guiño al vídeo de ‘Súbelo’ de Jhay Cortez, en el que aparece como bateador. A esta escena le acompañan los versos “Tú no das palos, tú eres un carga bate”, dando paso a una persona con una apariencia semejante a la del otro reggaetonero, que recoge torpemente unos bates.
‘Hunter’ es la respuesta de Rauw Alejandro a Jhay Cortez después de que este, en un verso filtrado del remix de ‘Si Pepe’ de Ankhal (en el que participan ambos artistas), le faltara el respeto a Rosalía “Tu española quiere que le hable en English. Do you wanna fuck? ‘Jhayco, quiero en el Bentley”. Rauw contestó a través de Twitter con un claro mensaje “Las mujeres se respetan!!!! Lechon!!!! VAMO PA ENCIMA!!!!!!”
‘Hunter’ lleva más de un millón de reproducciones en nueve horas y por el momento Jhay Cortez no ha respondido ante esta “tiradera”.
Hoy 24 de diciembre es Nochebuena y los lanzamientos discográficos son escasos. El rapero Nas publica ‘Magic’, su segundo disco de 2021, y Samantha Hudson edita la banda sonora de su especial navideño ‘Una navidad con Samantha Hudson’, el cual reseñaremos próximamente.
Esta semana han visto la luz las plataformas de streaming las propuestas de España para Eurovisión que competirán en Benidorm Fest, lo que incluye el nuevo himno de Rigoberta Bandini, el hit de Varry Brava dedicado a ‘Rafaella’, el tema lleno de palmas y percusiones de Rayden, el guitarrero single de Luna Ki o la épica folclórica de Tanxugueiras. En Spotify, eso sí, falta el tema de la mallorquina Sara Deop.
Más allá de Eurovisión, otras novedades destacadas que deja la semana son los nuevos singles de Rojuu, Nacho Vegas o Gabriella Aplin. Hay nuevo «featuring» de Ed Sheeran con el cantante nigeriano Fireboy DML en un corte llamado ‘Peru’ y el combo de Ptazeta y Juacko, una fábrica de hits, vuelve con nuevo single tras entregar ella una de las mejores canciones de 2021 junto a Bizarrap.
Más música recién salida del horno que puedes escuchar en la playlist la firman la promesa Rorro o Borja Mompó en su proyecto en solitario al margen de Modelo de Respuesta Polar. The Divine Comedy entrega tema navideño, Baauer una producción de house y SOPHIE aparece de manera póstuma en un single de Maidine HaHa.
Para escuchar muchas más novedades te invitamos a suscribirte a las playlist de Sesión de control -dedicada a la música en castellano – o Flores en el estiércol, en la que Raúl Guillén selecciona sus novedades favoritas de las últimas semanas.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ratificado este jueves las medidas anunciadas por el Gobierno de la Generalitat para controlar la pandemia. De esta forma se impone el toque de queda de 1:00 a 6:00 de la mañana, la limitación de reuniones a un máximo de 10 personas, se cierra el ocio nocturno y se recuperan las limitaciones de aforo, de entre el 50% y 70%, en restauración, cines, teatros y otras actividades culturales, además de gimnasios y competiciones deportivas.
Estas nuevas restricciones han provocado que salas como Razzmatazz o Apolo cancelen todos sus conciertos, eventos y sesiones de club programados desde hoy 23 de diciembre hasta dentro de 14 días, a la espera de nuevas medidas y directrices al respecto.
En un comunicado Razzmatazz explica “su rechazo ante estas medidas que vuelven a castigar a la cultura estigmatizando una vez más a nuestro sector que ha demostrado que tiene un grado muy bajo de incidencia en la pandemia. Lamentamos las molestias que estas medidas de obligado cumplimiento puedan ocasionar y desamas volver a nuestra actividad lo antes posible”.
El importe de las entradas adquiridas para los eventos y sesiones organizados por la sala y Miles Away, será devuelto en los próximos días a través de los diferentes canales de venta. Para aquellos conciertos o eventos organizados por otros promotores, se deberá requerir ña devolución o cambio de las entradas a cada uno de los organizadores de los mismos.
En el caso de la sala Apolo, el importe de las entradas para los eventos cancelados se devolverá automáticamente a través de os diferentes canales de venta. En el caso de aplazamiento, las entradas ya adquiridas serán válidas para la nueva fuga y se dará la opción de solicitar su devolución.
No sólo en Cataluña se han impuesto medidas restrictivas para frenar esta sexta ola, el Gobierno murciano ha ordenado el cierre de la actividad no esencial de 1:00 a 6:00 hasta el 14 de enero. También mantiene la reducción del aforo del ocio nocturno al 30% y la exigencia del certificado COVID en estos locales.
La escritora estadounidense Joan Didion ha muerto a los 87 años de edad debido a la enfermedad de Parkinson en su casa de Nueva York, según ha informado The New York Times.
“Didion fue una de las escritoras más incisivas, observadoras y astutas del país”, ha comunicado su editorial Penguin Random House. “Sus obras de ficción, comentarios y memorias más vendidas han recibido numerosos premios y se consideran clásicos modernos”.
Didion comenzó su carrera en los años 60 como una de los primeras autoras del «nuevo periodismo». Su colección de ensayos de 1968 ‘Slouching Toward Bethlehem’ (‘Los que sueñan el sueño dorado’) analizó la cultura de su California natal y cubrió a artistas como Joan Baez o Janis Joplin. Ofreció una visión de la cultura hippie emergente en San Francisco y una reseña del New York Times calificó el libro como «algunos de los mejores artículos de revista publicados en este país en los últimos años”.
En España fue conocida sobre todo por su libro ‘El año del pensamiento mágico’, en el que narraba el duelo al que tuvo que enfrentarse tras el repentino fallecimiento de su marido y que le valió premio National Book Award y por el que fue finalista del premio Pulitzer y del premio del círculo de la crítica.
Hoy es un día triste para todos los que amamos la literatura. Nos ha dejado Joan Didion, novelista y periodista norteamericana, ganadora del National Book Award y finalista del Premio Pulitzer y del National Book Critics Circle Award. Nos queda su obra editada en @LitRandomHousepic.twitter.com/tJa9W5yqco
Girando Por Salas ha publicado los vídeos en directo de los 50 artistas seleccionados en su Edición Extraordinaria. Betacam, Chaqueta de Chándal, Chill Mafia, Colectivo da Silva, Jimena Amarillo, Karmento, La La Love You, SUU, Menta, Venturi… grabaron en salas de conciertos de todo el país como la sala Siroco de Madrid, Upload de Barcelona o Varadero de Valencia.
Estos artistas pertenecen a una lista de 770 inscritos, donde se encuentran tanto grupos como solistas de distintos estilos como pop, rock, electrónica, canción de autor… Además de la grabación de estos vídeos en directo en una sala aprobada de esta edición, recibirán una ayuda para la producción y promoción discográfica de sus proyectos.
La iniciativa Girando Por Salas nace desde el Instituto Nacional de Artes Escénicas de la Música (INAEM) con la que colabora la Federación Coordinadora del Circuito de Músicas Populares (FCMP). En la edición anterior se seleccionaron 26 artistas para girar por todo el país en 157 salas. Fueron 56 conciertos realizados de un total de 157 programados y a los que asistieron 3.439 personas.
Girando Por Salas es “una plataforma muy potente para difundir la música de los artistas emergentes y propicia nuevas propuestas musicales al público para descubrir, disfrutar, conocer y recomendar el enorme talento de nuestra música más actual”.
Algunas de las bandas y/o solistas que han pasado por esta iniciativa son Izal, Viva Suecia, Morgan, Triángulo de Amor Bizarro, Rufus T. Firefly, León Benavente o Varry Brava.
Low Festival ha anunciado las últimas confirmaciones para su próxima edición, que tendrá lugar los días 29, 30 y 31 de julio de 2022 en Benidorm.
Las últimos artistas en incorporarse al cartel del festival son Nathy Peluso, que presentará su último disco ‘Calambre‘, que le ha valido para la nominación al Grammy Latino en la categoría de Mejor álbum rock latino o alternativo. A ella se unen Fangoria y Agnes, quien presentará su último álbum después de casi una década, ‘Magic Still Exists’. También han confirmado a Shinova, que llegan con su último trabajo ‘La Buena Suerte’, Ginebras, Delaporte y Morreo.
El pasado junio se desvelaba la primera tanda de confirmaciones en la que aparecían los siguientes nombres: Izal, Primal Scream, Metronomy, Amaia, León Benavente, Belako, Triángulo de Amor Bizarro, El Columpio Asesino, Anni B Sweet, Novedades Carminha, Biznaga, Sidonie, Carlos Sadness, Carolina Durante, Ojete Calor, La Habitación Roja, Mueveloreina, Joe Crepúsculo, La La Love You, Colectivo Da Silva y Marcelo Criminal.
Las entradas ya están a la venta en su página web y el abono de tres días está disponible desde 70€ sólo hasta el domingo a las 23:59h cuando subirán de precio.
Hoy es la presentación oficial de las canciones candidatas a representar a España en Eurovisión tras la exclusiva de RTVE y casi todos los candidatos han acudido a un plató de RTVE para interpretar su tema aspirante a capella, con alguna excepción como Javiera Mena, que ha aparecido desde México, donde eran las 4 de la madrugada.
La organización presume con razón de una serie de propuestas muy diversas y dispares ante la que no se puede decir esta vez que no se hayan hecho los deberes: hay propuestas pop, folclóricas, dance y de lo más posmoderno. Pocas veces hemos estado tan hypeados por ver quién es nuestro representante, quizá desde el año de ‘Lo malo’ y anteriormente La Casa Azul, que quedó 3ª en la semifinal nacional pero a la postre fue multiplatino en nuestro país con aquella canción, ‘La revolución sexual’.
Hoy se ha anunciado que a finales de enero se celebrarán las dos semifinales nacionales y una final, que serán presentadas por Inés Hernand, Maxim Huerta y Alaska.
Esta es la guía de presentación de canciones del vídeo a continuación. No dejes de votar en nuestra encuesta:
Minuto 28: Azúcar Moreno
Minuto 32: Blanca Paloma
Minuto 34: Chanel
Minuto 37: Gonzalo Hermida
Minuto 39: Javiera Mena
Minuto 43: Luna Ki
Minuto 45: Marta Sango
Minuto 50: Rayden
Minuto 52: Rigoberta Bandini
Minuto 55: Sara Deop
Minuto 57: Tanxugueiras
Minuto 60: Unique
Minuto 63: Varry Brava (después vuelven para cantar)
Minuto 67: Xeinn
No es nada habitual que los grupos de rock publiquen «mixtapes» como si fueran raperos, pero eso es lo que hizo illuminati hotties cuando al sello Tiny Engines le cayeron varias acusaciones en Twitter de sospechosas gestiones empresariales. illuminati hotties iba a publicar su segundo álbum oficial en el sello pero decidió ahuecar el ala y, para no dejar de cumplir con sus obligaciones contractuales, improvisó una mixtape llamada directamente ‘Free I.H.: This Is Not The One You’ve Been Waiting For’. Un trabajo que abarcaba 12 pistas a lo largo de 20 minutos de duración y que varios medios especializados valoraban de manera muy positiva pese a las circunstancias.
‘Let Me Do One More’, el segundo álbum de illuminati hotties, veía la luz el pasado mes de octubre a través del sello Snack Shack Tracks para confirmar la promesa iluminada por su debut de 2018 ‘Kill Yr Frenemies’. El pilar de illuminati hotties es por supuesto su líder Sarah Tudzin quien, tras haber trabajado como ingeniera y mezcladora de sonido en el equipo de Chris Coady (Beach House, Yeah Yeah Yeahs, TV On the Radio, ‘Hamilton’) y quien, por tanto, no es ninguna recién llegada a la industria sino toda una experta, hace unos años emprendía su propio proyecto dedicado a las guitarras noventeras y dosmileras y en el que explora un estilo que ella ha acuñado con el término «tenderpunk» de manera acertada.
El buen hacer de Tudzin en la producción se nota especialmente en cortes tan ricos y vívidos como ‘Kickflip’ o ‘The Sway’, que vale la pena escuchar solo por lo bien que suenan, pero también porque son buenas canciones de rock alternativo noventero que harían la boca agua a benjaminas de la industria como Snail Mail. Pero lo que más llama la atención del álbum son otras cosas: el año 2009 está muy presente no solo en esa portada que parece capturada con una cámara digital (¿las recordáis?) sino también y especialmente en ese divertidísimo single llamado ‘Pool Hopping’ que en un universo paralelo en el que los Ting Tings nunca han existido sirve de sintonía en un anuncio de Apple.
‘Pool Hopping’ es uno de dos cortes destacados en ‘Let Me Do One More’ que nos llevan directamente a aquella época en la que quemábamos en las pistas de Razzmatazz y Ochoymedio los hits de los Arctic Monkeys, Gossip o los Wombats. El otro es el single ‘MMMOOOAAAAYAYA’, que mola porque Tudzin lo canta con la misma voz de asco de Kesha pero también porque es uno de esos hits de garage-punk que, entre menciones a «start-ups autoproclamados» y a viajes psicodélicos con un chamán, no se toman nada en serio a sí mismos por lo que tienen de bobalicones y, por lo tanto, divertidos: su título es literalmente el estribillo. ‘Cheap Shoes’ es como una variación de ‘Pool Hopping’ menos potente pero necesaria dentro de una secuencia que está extrañamente plagada de medios tiempos, lo cual no es necesariamente malo.
Es cierto que las dos pistas iniciales de ‘Let Me Do One More’ prometen un disco lleno de hitazos que luego no es tal, pero illuminati hotties sabe persuadirte de otras maneras. De hecho, las baladas guitarreras le salen bastante bien, sobre todo cuando están llenas de sátira dedicada al capitalismo, como es el caso de ‘Threatening Each Other re: Capitalism’, pero cuando Tudzin se desnuda por completo también le surgen canciones tan bonitas como ‘Growth’ que recuerdan a los momentos más íntimos de Scout Niblett y reflexionan sobre la soledad inherente en la edad adulta. Con poco más que una caja de ritmos y una guitarra acústica, ‘Protector’ ofrece un homenaje exquisito a la época sin necesidad de quemar zapatilla.
Si ‘Let Me Do One More’ ofrece un viaje hacia la primera década de los 2000 es también porque el guiño girl group de ‘u v v p’ remite a las Pipettes aunque su artista invitado sea Buck Meek de Big Thief, otro grupo conocido por lo mucho que cuida sus producciones. Incluso el rockabilly de ‘Joni: LA’s No. 1 Health Goth’ comenta con humor la existencia de una socialité que «ni te mira cuando pasa» y que parece pertenecer a la era de los tabloides tipo TMZ. Todo ‘Let Me Do One More’ transmite esa energía que flotaba en el ambiente en la época de los blogs previa a la consolidación de las plataformas de streaming. ¿Tendrá el nombre del grupo algo que ver?
Amor Butano es un trío valenciano formado en principio por Diego y Raquel, a los que después se une Sara. A Diego podrías recordarle de una de las formaciones de un proyecto anterior del que os llegamos a hablar llamado Jessica and the Fletchers, si bien es ahora cuando el grupo parece tener verdaderas armas para dar el salto. Foto: Helena Garriga.
El nombre de Amor Butano viene de una historia de amor de madre y un percance con el butano que tuvo Raquel en casa de sus padres: tienen de hecho una balada mitad canción melódica mitad italo disco llamada secamente ‘Butano y Amor’. En principio se dedicaban al punk y al garaje pero es la base electrónica de la canción ‘Entropía’ la que les hace cambiar de rumbo y finalmente fichar por Elefant, donde acaban de estrenar un par de temas durante las últimas semanas: ‘Esta Era’ y ‘Tifón Salinas’, que es nuestra «Canción del Día» hoy. En ambos vídeos aparece una paella.
Si ‘Esta Era’ contaba con la colaboración de Valverdina (miembro de Cariño) y Ciberchico, este último repite junto a Leftee del colectivo valenciano Toxic Pop para esta canción que dedica su estribillo a recordar el disco multiplatino de Amaral ‘Estrella de Mar’.
Leftee ha añadido una base de synthwave a la canción post-punk, reuniéndose una serie de referencias muy variadas en una banda que ya citaba como influencia lo mismo a Mecano y Javiera Mena que a Dua Lipa y The Weeknd. Un dato: han versionado ‘Loba’ de Shakira.
La influencia de Dua Lipa y Abel Tesfaye es evidente en los sintetizadores de esta canción que viaja, como ‘Blinding Lights’, a 1983. El contraste entre las inspiraciones de Amor Butano y el punto más próximo al rap que pone la intervención masculina producen una extraña amalgama de sensaciones en esta grabación que, hablando de desamor, supone una pequeña llamada de auxilio: «Sin oxígeno no puedo respirar / Tu sola presencia me puede salvar». Para colmo de destrucción de fronteras en este tema que tanto recuerda a Grimes como a Joy Division, hay que recordar que Amaral acaban de versionar a Babi.
‘Aurora y Enrique’, el cuarto álbum de Soleá Morente, es un homenaje a sus padres, Aurora Carbonell y Enrique Morente. Pero también a ella misma, ya que abre una nueva vía para la cantante, que aquí prueba (y se prueba) que ella sola puede encargarse de toda la composición de un LP, tras unos discos caracterizados por las colaboraciones. ‘Aurora y Enrique’ aparece en nuestra lista de mejores discos de 2021 y es estos días nuestro «Disco de la Semana». Foto: Alfredo Arias.
La primera pregunta es de rigor. El título del disco es ‘Aurora y Enrique’, y está, claro, dedicado a tus padres…
Sí, están mis padres en la portada y en el título, por supuesto. Durante el confinamiento compuse la mayoría de las canciones. Luego hubo un par de ellas más que cuando terminé el confinamiento las hice aquí, en Madrid. Pero las escribí [principalmente] en Granada. Y en aquellos momentos tan complicados que estábamos viviendo, me salió por ahí: el hecho de refugiarme en ese amor.
La canción de inicio [‘Aurora’] y de cierre [Enrique] están expresamente dedicadas a tus padres. Y quizás también ‘Ayer’, ya que parece un diálogo con con tu padre. No sé si estoy equivocada…
Sí, es así, es un diálogo. Podría ser un diálogo mío con mi padre o también de mi madre con mi padre. Hay muchas canciones en este disco en las que me he puesto en el lugar de mi madre para escribirlas. Por así decirlo, me he inventado un personaje, poniéndome en el lugar de mi madre, como si fuese yo la amada que se queda en la tierra y mi amor muere y metafóricamente va hasta el cielo. Muchas veces he pensado: “jolín, cómo se tiene que estar sintiendo mi madre”. Desde diferentes perspectivas se escriben diferentes cosas y ahí se obtienen diferentes resultados. Me pareció interesante situarme en el lugar de mi madre, de una manera ficticia, para escribir este disco, aunque también hay mucho resultado desde mi perspectiva… Pero bueno, sí que es un diálogo imaginario de mi madre con mi padre.
Esas tres canciones son muy claras. Pero también tengo la sensación de que en el resto de las canciones veo más lo que tú dices, a tu propio personaje hablando.
Sí, sí. Primero me situé en ese lugar que te he contado, pero luego fueron saliendo canciones que se podrían aplicar a mí, a ti, a mi madre, a cualquiera. Porque el amor es universal y es siempre la inspiración. Por ejemplo, cuento mucho en varias canciones ese primer encuentro, cuando mi madre me cuenta cómo se encontraron mis padres por primera vez. Me fascinó y me impresionó tanto que aparece varias veces. Por ejemplo en ‘El Chinitas’. Mis padres se conocieron en el Café de Chinitas porque mi madre trabajaba como bailaora y cantaora en el tablao. Entonces mi padre fue una noche a ver el concierto y… Se miraron a los ojos, se enamoraron y ya para siempre. Pero ese encuentro también está trasladado a mi presente. Por ejemplo, en ‘Marcelo Criminal’ o en ‘El pañuelo de Estrella’. Me sitúo en dos tiempos: en el de mis padres, pero también en el mío, en el de mis amigas y en la actualidad.
En el disco hay muchas influencias, pero hay un par que yo las veo muy claras desde la primera vez que lo escuché. Una es Sufjan Stevens. Parece que esté un poco basado en la idea de ‘Carrie & Lowell’. A lo mejor es una idea mía equivocada.
No, para nada. Es súper acertada. Y sí que me influyó muchísimo este disco porque lo estaba escuchando mucho en el confinamiento. Creo que estaba como todos, en ese estado en que uno necesitaba acariciarse el alma y escuchando mucha música que me ayudaba a entrar en un estado más introspectivo, más íntimo, más de encuentro conmigo misma. Y este disco me marcó mucho, me inspiró y puede decirse que sí, que me dio de una manera… en el subconsciente. O sea, no fue forzado, pero me dio la idea. Primero nació ‘Ayer’. Arcángel, el cantaor flamenco, un día me llama y me dice que va a hacer un disco nuevo y que le gustaría que le compusiese una canción, lo cual me dio muchísima alegría, pero al mismo tiempo un respeto y unos nervios increíbles. Imagínate qué responsabilidad. Dije: “bueno, lo voy a intentar”. Me puse a componer y salió ‘Ayer’. Y ahí me di cuenta que estaba cantando la historia de amor de mis padres. Y luego, misteriosamente, estas cosas que pasan de una manera enigmática, empecé a escuchar mogollón el disco de Sufjan Stevens que le dedica a sus padres y de ahí nace la idea. Porque una vez que tenía ‘Ayer’, después empecé a escuchar mogollón este disco y dije: “jo, qué idea más guay. Me gustaría hacer esto o hacer algo parecido con la historia de amor de mis padres, que tanto me inspira, que tanto idealizo y que tanto que me fascina”. Me inspiró muchísimo este disco de Sufjan Stevens.
En el inicio de ‘Fe ciega’, aparecen unos versos muy parecidos a los de ‘The Only Thing’: “la única razón por la que conduzco este coche…”. ¿Los sacaste de ahí? ¿O es pura casualidad?
No lo sé. Puede ser, puede ser. Porque además esta canción me marcó muchísimo. Es una de mis preferidas. Puede ser que viniese de ahí, porque recuerdo que estaba en bucle con esta canción. Y cuando una canción en inglés me fascina tanto, hago una especie de adaptación-traducción a mi manera. Y sí que hay mucha inspiración de esta canción, influencia directa, me siento muy identificada. Ese momento en el que voy conduciendo en el coche… Uno piensa mucho cuando va conduciendo ahí solo por la carretera. Y ese disco lo he escuchado también en el coche mogollón. O sea que sí que es una influencia muy directa.
Hay otra influencia que creo que es bastante importante y que recorre todo el disco, que es la de Ana Fernández-Villaverde, La Bien Querida. ¿Hasta qué punto ella es una influencia capital en tu música? Aparte de que habéis colaborado muchas veces…
Ella es una influencia bastante directa y grande, porque yo empecé en mi primer disco… Bueno, primero fue el LP con los Evangelistas, la manera de componer de Antonio Arias o de Jota es bastante así. Luego en ‘Tendrá que haber un camino’, con las canciones ‘Todavía’, ‘Nochecita Sanjuanera’ o ‘Vampiro’, de La Bien Querida, es una de mis primeras influencias, bastante grande… Luego de David [Rodríguez]… De todos ellos. Estoy muy, muy agradecida. Y he aprendido una manera de hacer las cosas. Esa influencia me viene también de mi padre. Era una persona que componía de una manera bastante sencilla, pero emocionaba muchísimo. Hay una grandísima influencia de todas esas amistades, de la música indie española, como puede ser La Bien Querida, J o David.
Tenía en mente la idea de la atmósfera Beach House, The Cure, Sufjan Stevens, Cocteau Twins… Pero no tenía muy claro cómo llevarlo a cabo
Este es el primer disco en que todas las canciones las has compuesto completamente tú. Nadie más. ¿Por qué te decidiste al final a tirarte a la piscina y componer todo el disco tú sola? ¿Fue una cosa de confinamiento?
Sí, el confinamiento me llevó a ello. Fue determinante para mí. Es verdad que siempre he acudido a gente en la que confío y que admiro profundamente para llevar a cabo algunas ideas. Ya en ‘Lo que te falta’ escribí alguna como ‘No puedo dormir’, por ejemplo. Pero en el confinamiento estaba sola, no podía juntarme con gente, tenía una guitarra, estaba escuchando mucha música, estaba leyendo mucho, estaba viendo muchas pelis y todo eso tenía que estallar por algún lado. Entonces empecé a escribir, empecé a componer. Mi idea no era hacer un disco. Incluso pensaba: “tengo estas ideas aquí, estas canciones, estos bocetos. Quizás cuando acabe el confinamiento, pues las grabe, las maquete o me ayude alguien a terminarlas de componer”. Y lo que ocurrió fue que terminó el confinamiento, vine a Madrid y se las canté con la guitarra a Juanma Padilla, que es mi batería. Y me dijo: “pues molan mucho”. Porque yo ya tenía en mente la idea de la atmósfera Beach House, The Cure, Sufjan Stevens, Cocteau Twins… Pero no tenía muy claro cómo llevarlo a cabo. Y fue Juanma Padilla el que me sugirió la idea de ir a buscar a Manuel Cabezalí y proponerle hacer algo con las canciones.
Llamamos a Manuel Cabezalí, nos reunimos con él, con su mujer, Nieves Lázaro, la chica que hace todas los teclados y los coros en el disco. Recuerdo que en el local de ensayo les toqué ‘Ayer’ con la guitarra y estaba súper nerviosa, súper tímida. No era capaz de dar un acorde enlazado con otro, porque era la primera vez que hacía esto y me suponía muchísimo respeto. Y cuando terminé de cantarla vi que Manuel y Nieves estaban emocionados. Y de ahí ya le canté el resto de canciones y les dije que si les parecía bien que hiciésemos un disco, que qué podíamos hacer, que no sabía muy bien qué podíamos hacer con esas composiciones… Fue un bonito encuentro. La verdad, no me esperaba hacer un disco y menos escrito y compuesto por mí. Estoy sorprendida y contenta.
No me esperaba hacer un disco escrito y compuesto por mí. Estoy sorprendida y contenta
En anteriores entrevistas nos explicabas que el proceso de grabación de tus discos era como una fiesta, con gente que entraba y salía de tu casa. Me imagino que esta vez ha sido una experiencia completamente diferente, porque erais solo cuatro personas, más los tres invitados (muy señeros, pero muy puntuales). ¿Cómo fue?
Ha sido un proceso totalmente diferente, es verdad. También yo he cambiado. Vamos cambiando, van pasando cosas, vas teniendo necesidades diferentes. Todos los discos que hago son resultado del momento vital en el que me encuentro. Y este proceso ha sido totalmente diferente. Compongo y escribo sola en el confinamiento y luego en la grabación hay muy pocas personas. El discurso es diferente. Voy adquiriendo más madurez, más seguridad… En ‘Lo que te falta’, pues le canto mucho al desamor, y aquí le canto al amor. Algo ha cambiado en mi proceso psicológico interno, que me lleva ahora mismo a trabajar, escribir y componer de otra manera. Como proceso y estudio psicológico me parece interesante, porque ahí hay un gran cambio. Me ha gustado mucho trabajar de esta manera: ha sido muy organizado, muy rápido y… no he sufrido mucho (risas). Me cuido mucho, he trabajado de una manera bastante organizada… Y parece que a la gente le ha llegado. Estoy, como te decía antes, bastante sorprendida.
¿Y crees que este podría ser tu forma de trabajar a partir de ahora? ¿O como tú comentas, simplemente es un momento vital y el próximo disco a lo mejor ya te pillará de otra forma?
Sí creo que es un punto de partida, porque yo tenía mucho respeto y ciertos prejuicios, ciertos miedos a componer o escribir yo sola. Y el afecto de la gente, el recibimiento de mis compañeros cuando les propuse hacer este trabajo y luego estoy recibiendo mensajes muy bonitos por parte del público, de los oyentes, de los seguidores, gente nueva que le está llegando… creo que para mí está siendo un punto de inflexión en mi carrera y en mi persona, porque antes no me atrevía a hacerlo. Esa podría ser otra vía que queda inaugurada en mi vida. Puede ser que haga otro disco en esta línea, pero la otra también me gusta, la de juntarme con gente, trabajar con diferentes productores… No me encasillo en ningún lugar. De hecho, no considero que me haya encontrado del todo, tengo mucho que estudiar, que investigar…
No considero que me haya encontrado del todo, tengo mucho que investigar
Quería volver al tema de las influencias, porque sí que es verdad que se nota mucho en este disco lo que tú has comentado de Beach House, del dream pop… Igual que hay un homenaje explícito a tus padres, también hay un homenaje implícito a artistas que te han influenciado. ¿Es así?
Por supuesto, es una muestra de agradecimiento por todo ese conocimiento y todo ese placer que obtengo de todos esos artistas, y no me gusta disimularlo, sino todo lo contrario, incluso un poco exagerarlo, entre comillas. Me gusta reivindicar los artistas que me enseñan, que me hacen más fuerte y me construyen. Por ejemplo, en ‘Fe ciega’ hay mucho de The War on Drugs, o por ejemplo en ‘El Chinitas’, Tinariwen, The Cure están a tope… Poníamos canciones mientras estábamos componiendo o maquetando. Y era como: “mira, esta canción de Sufjan Stevens, cómo molan los coros estos, ¿no?”. Es una muestra de agradecimiento y una reivindicación de la labor de esos grandísimos artistas.
De ‘Lo que te falta’ decías que iba a ser tu disco “mega indie”, pero después resultó que no lo era, porque al final tiraba mucho más a María Jiménez y a Bambino. ¿Consideras que este sí es tu disco mega indie o todavía estás ahí-ahí?
Bueno, hay una vuelta a mi primer disco, casi se podría decir, aunque no tiene nada que ver, pero sí que me sale todo ese aprendizaje, desde la cultura indie en la que me inicié con Los Evangelistas, luego con ‘Tendrá que haber un camino’… He aprendido muchísimo de toda esa cultura indie, de esa manera de componer, de todo estos grupos de los que estamos hablando… Lo llevaba ahí dentro. Y sí que me apetecía… Bueno, no es que me apeteciera, me sale de una manera natural, innata, tanto la vía flamenca como la indie. Hablamos de las influencias más indies y tal, pero también, por ejemplo, está Manzanita, que lo cito en la letra de ‘Fe ciega’: “los cristales de mi casa los empaño con mi aliento, en ellos escribo tu nombre y luego lo borro a besos”. Esto viene de la canción ‘Ni contigo ni sintigui’, de Manzanita. O en la de ‘Marcelo Criminal’, con Papá Levante.
Me sale de una manera natural, innata, tanto la vía flamenca como la indie
Lo de Manzanita reconozco que no lo había visto, pero lo de Papá Levante sí, que llama mucho la atención…
Sí, sí, es como que me salen esas dos vías. Y el concepto del “menos es más”. Casi todas las composiciones están hechas con tres acordes y le doy más prioridad a la emoción que al virtuosismo.
‘Marcelo Criminal’ es una canción muy divertida, de mis preferidas del disco. La parte que canta Marcelo, ¿la escribió él o es tuya también?
Esa parte la ha escrito él. Yo le pedí que participase en la canción. Fui al concierto de Marcelo Criminal, eso es real. Fui hace dos navidades a la Siroco a ver a Marcelo y a otro grupo. Creo que estaban Axolotes Mexicanos, Rebe, Cabiria… Toda esta gente joven que me encanta. Y me gustó tanto el concierto, me lo pasé tan bien, sobre todo el concierto de Marcelo, me pareció tan guay… Luego fui a casa, escribí una parte de la canción. Pero me faltaba otra. Le pedí a Marcelo qué le parecía si él mostraba su punto de vista de ese día, cómo él vivió el concierto; y le conté lo que me pasó. Bueno, parte es ficción, lo de que conozco un chico y todo eso. Es verdad que llovía (risas). Entonces él me mandó un audio súper rápido, con esa parte de la letra y me encantó. Me parece un artista genial.
En el caso de ‘El pañuelo de Estrella’, ¿cómo fue? ¿Te vino la idea y pensaste inmediatamente en tu hermana para el estribillo? ¿O fue ella la que te pidió participar?
Me lo pidió la canción. Tenía la canción, tenía las estrofas así como muy compuestas, y las cantaba muy pop. Y luego le metí ese estribillo tan flamenco, tan gitano. Estaba en casa y vino Estrella, le enseñé la canción y le dije: “a ver, canta esta parte tú”. Y me flipó. Me hizo mucha ilusión también que una composición mía la cantase Estrella. Todo lo que canta Estrella se hace bellísimo inmediatamente. Me pareció interesante, los dos registros de voces tan diferentes: la primera parte que la canto muy sencilla, súper plana y luego aparece Estrella con esa voz tan flamenca y tan potente. Lo exagero un poco, incluso para mostrar que puede cantar una misma canción de igual manera una chica que no sea flamenca que una flamenca y todos podemos convivir. Esa era la idea y el resultado fue muy bonito. Me gusta mucho cuando suena Estrella en la canción. Es una de las cosas que más me gustan del disco.
Quería mostrar que puede cantar una misma canción de igual manera una chica que no sea flamenca que una flamenca y todos podemos convivir
Una de las piezas más sorprendentes de todo el disco es ‘Domingos’, que es un trallazo de synth-pop oscuro, con Isa Cea de Triángulo de Amor Bizarro. ¿Fue la misma canción la que trajo la idea de colaborar con Isa?
Sí, también ocurrió lo mismo. Una vez que tenía la canción… Ya tenía la colaboración de Estrella, de Marcelo, y quería otra voz de mujer así como Estrella, pero en otro registro. Se me ocurrió Isa porque la canción requería una voz así, muy sensible, muy dulce, pero al mismo tiempo muy reivindicativa, muy potente. Y sí que es la canción del disco que un poquillo más se sale del discurso romántico, es un mensaje más de protesta y de posicionamiento social, por así decirlo, de estar un poco hasta las narices de cómo funciona el sistema y la sociedad a veces. Y también tiene esa parte romántica en el estribillo cuando dice: “Tú pensando en escaparte y yo en escaparme contigo”. Esa parte de reivindicación, de posicionamiento social… Pero también está relacionada con el discurso del disco, porque mis padres fueron una pareja muy revolucionaria. Ellos venían de mundos diferentes. Mi madre era una gitana del Rastro, de Madrid. Mi padre era un cantaor no gitano andaluz, muy revolucionario, que con su carrera tuvo un impacto muy fuerte en el mundo del flamenco y luego en otros mundos.
Mis padres no lo tuvieron fácil para para unirse. Porque culturalmente las familias chocaban. Y finalmente decidieron escaparse y y prácticamente hacer la revolución. Hicieron un equipo muy guay. Mi padre apoyaba a mi madre y mi madre a mi padre. Y creo que gran parte de las cosas que mi padre ha conseguido -y él lo decía-, pues también se debía, aparte de a su talento sobrenatural y su genialidad, al apoyo de mi madre. Esto quería reflejarlo en ‘Domingos’: que la sociedad y el sistema muchas veces te ponen muchísimos obstáculos y te quieren tapar la boca cuando propones una solución. Bueno, pues ellos decidieron tirar p’alante. De eso se trata la canción. Y pensé en Isa para que gritase conmigo.
Mis padres fueron una pareja muy revolucionaria
Pues me das una perspectiva completamente diferente, porque yo la veía más como una canción de hastío dominical, de una pareja en crisis, en que una de las partes ya no quiere seguir y la otra parte sí…
También hay un poco eso. Chocan, pero también porque la relación de los padres a veces… Si has tenido unos padres que se han llevado muy bien, que es lo que yo he visto, lo que me han hecho llegar, he tenido una infancia muy bonita, pues la idealizas [la relación]. Pero también hay un punto de realidad, de “bueno, tendrían sus cosas también”. He admirado mucho la relación de mis padres siempre y más ahora, cuando ya te haces mayor y la vida se pone complicada. Es rendirles homenaje; a esta idea del amor sano, del amor de verdad. Como decía antes, mis padres tendrían sus cosas, no todo iba a ser el color de rosa, pero en general, lo que a mí me ha llegado de ellos ha sido amor, respeto, cariño, valores humanos y, sobre todo, la idea de la vida como un trabajo en equipo. Con eso me quedo.
JENESAISPOP ya ha publicado su lista de las mejores canciones de 2021 y los mejores discos de 2021. Como es tradicional, ahora es ocasión de que los lectores escojáis lo mejor del año para vosotros. Como siempre, podéis dejar vuestro top 5 de discos y top 5 de canciones en el hilo correspondiente del foro, donde desde hace un par de semanas el usuario Dardo compila los votos, y si no queréis registraros, enviándolo por correo al mail jenesaispop@gmail.com. Si tenéis problemas para registraros en el foro, podéis enviarnos un e-mail a la misma dirección. El plazo para votar acaba este domingo 26 de diciembre.
Clairo es una de las artistas presentes en nuestra lista de las mejores canciones de 2021 con su baladita folk ‘Blouse’ y, aunque su disco no ha obtenido la recepción unánimemente positiva que sí logró en 2019 su excelente debut ‘Immunity’, uno de los mejores discos de aquel año, su secuencia contiene otros atractivos en los que aún vale la pena detenerse, como es el caso de la Canción Del Día que nos ocupa.
‘Amoeba’ ha sido desde el principio uno de los mayores éxitos de ‘Sling’ como demuestran sus cifras en plataformas como Spotify, donde supera los 30 millones de reproducciones. De hecho, es la única pista del disco presente a día de hoy en todo el top 10 de las canciones más escuchadas de la artista y es inexplicable que no haya sido editada como single todavía.
A modo de aclaración, ‘Sling’ no es en absoluto un disco de «singles», pero si había un «single» en su secuencia ese era ‘Amoeba’. Puede que ‘Blouse’ sea más representante del sonido de folk intimista que manda en el largo, pero ‘Amoeba’ es la composición más animada y pegadiza, y se lo debe todo a su tímido ritmo de disco vintage (¿el «bedroom disco» existe?) y a otra de esas melodías de pop clásicas que se prestan a ser tildadas de «atemporales» porque suenan a los años 70.
Por dulce que suene ‘Amoeba’, en la canción Clairo se «regaña» a sí misma por haber permitido que su éxito provocara un deterioro en sus relaciones familiares y de amistades. «Cuando empecé a hacer música me dejé deslumbrar por las cosas equivocadas», ha explicado a Rolling Stone. No estaba al tanto de lo que sucedía en la vida de mi familia y de mis amigos, no porque no me lo contaran, si no porque yo no preguntaba».
En la canción, Claira habla de «epifanías» y de «cámaras de eco», llevándonos a su mundo interior, y en el estribillo se pregunta si «puedes decir que lo has intentado», afirma que «no has llamado a tu familia dos veces» y concluye, melancólica, que ella se «presenta a las fiestas solo para irse» poco después como metáfora de esa desatención que, por lo visto, parece cosa del pasado.
Bizarrap, el argentino siempre viral en Youtube gracias a sus sesiones, una de las cuales aparece en nuestra lista de mejores canciones de 2021, es al fin número 1 en España oficialmente con una de ellas. Recordemos que en nuestro país, Youtube no computa para la elaboración de la lista semanal oficial del país.
Se trata del Volumen número 47 grabado junto al rapero Morad, que asciende del puesto 67 al puesto 1 en su primera semana completa disponible para el público. Bizarrap había sido número 3 en España con las sesiones junto a Anuel AA y Nicky Jam, pero nunca había llegado al top 1 con ningún volumen. Eso sí, fue productor del tema ‘Mamichula’ de Trueno y Nicki Nicole, que sí fue número 1 en España, pero al margen de dichas sesiones.
La entrada más fuerte es la de ‘Desesperados’ de Rauw Alejandro con Chencho Corleone en el puesto 7, mientras Bad Gyal llega al puesto 43 con ‘Slim Thick’ y sigue en el top 10 con “Toto”. La única entrada restante que encontramos es la versión de ‘Vivir así es morir de amor’ de Nathy Peluso, que aparece en el número 77.
El nombre de Tanxugueiras ha sido uno de los más comentados en la carrera de España hacia Eurovisión en los últimos meses. Su tema ‘Figa’ ganaba la Elección Interna de Eurovisión Spain el pasado mes de septiembre y ahora ‘Terra’, su propuesta para Benidorm Fest, es en estos momentos una de las tres canciones más escuchadas en Youtube España. Parece claro que aquí se está cociendo algo, un «hype» que puede o no trascender el festival.
Como su compatriota Baiuca o su vecino Rodrigo Cuevas, Tanxugueiras también están actualizando la música popular del norte de España, en concreto la gallega, pero a su manera. El peso de la tradición ha sido muy evidente en composiciones como ‘Desposorio’ o ‘Autocracia’ y, cuando las vocalistas y pandereteiras Olaia Maneiro, Aida Tarrío y Sabela Maneiro se han acercado a la electrónica, lo ha hecho de manera sutil, sin que sea precisamente fácil imaginarlas en contextos como el Sónar.
En los últimos tiempos, Tanxugueiras sí han hecho un esfuerzo deliberado por integrar la música tradicional gallega en otros parámetros contemporáneos y, por ejemplo, en ‘Coda’ se han acercado al dub, en ‘Figa’ al reggaetón y en ‘Midas’ al trap. Ninguna de las fusiones propuestas por Tanxugueiras son las más avanzadas o imaginativas que pueden venir a la mente pero, como demuestra el éxito que está obteniendo ‘Terra’ a pocos días de su estreno, subestimarlas no es una opción.
La propuesta eurovisiva de Tanxugueiras es a todas luces una de las que más opciones encierra de ganar el Benidorm Fest y, por tanto, de representar a España en Eurovisión según las opiniones que están siendo vertidas estos días en foros de música pop como el nuestro. Es una propuesta visceralmente tradicional, diferente, de raíz 100% española y cuya letra defiende que «no hay fronteras» y está cantada en cuatro lenguas co-oficiales como son el gallego, el asturiano, el vasco y el catalán.
En lo musical, ‘Terra’ lleva la marca España por todas partes y no se mancha demasiado las manos en la modernidad: sus capas electrónicas suenan más vikingas, más a banda sonora de ‘Juego de tronos’, que bailables o vanguardistas. Todo el protagonismo recae en las voces de las cantareiras y Tanxugueiras cuentan además con un directo muy aplaudido que puede dar mucho de sí en Turín. La única pega es que surge la siguiente pregunta: ¿es momento de llevar folk a Eurovisión cuando los últimos ganadores han sido un grupo de rock a la vieja usanza? La respuesta a esta pregunta es que Eurovisión es un festival impredecible.
En los últimos tiempos, muchos de los discos más excitantes han venido de un encuentro de los artistas con sus raíces, lo que ha dado lugar a proyectos tan interesantes como Ibeyi o la misma M.I.A. Ha sido también el caso de Xenia Rubinos, que tras dos discos y una gravísima crisis creativa por culpa de la cual se sintió completamente seca en 2019, halló el hilo del que tirar para componer este tercero.
El punto de partida de ‘Una rosa’ es el recuerdo de una reliquia de su abuela, mitad caja de música, mitad lámpara con forma de flor, en la que sonaba una canción de José Enrique Pedreira, en concreto este danzón portorriqueño que apenas nadie escuchó jamás en Spotify. La cantante neoyorquina nacida en Connecticut, de madre portorriqueña y padre cubano, recupera esa misma melodía en el momento más hermoso de este álbum, que por algo ha llamado ‘Una rosa’ en honor a tal canción y a tal objeto con forma de flor, solo que añadiendo una dosis de electrónica, modernidad y distorsión.
Ese encuentro con el folclore ha sido un aliciente para la cantante que siempre hemos visto combinar cosas como el jazz y el hip hop en su primer álbum ‘Magic Trix‘ y también en el segundo ‘Black Terry Cat‘. La influencia latina, además, siempre estuvo ahí. Tres años después de ‘El mal querer’, cuesta recordar que en 2013 tuviera sentido un titular como «Xenia Rubinos, el mestizaje musical no era horrible«.
Próximo en estilo y en la secuencia a ‘Una Rosa’, aparece un bolero deconstruido llamado ‘Ay Hombre’, en honor a las «cantantes cortavenas que flotaron por la casa de su abuela», conteniendo todo el dolor de tan desgarradas canciones de amor, e incorporando lo mismo sintetizadores que instrumentos orgánicos y sonidos ambiente, pero sobre todo tremenda dosis de pasión. ‘Una Rosa’, de hecho, no funciona igual de bien cuando se despega de la influencia latina para recordar más que nada su trabajo anterior o el de tune-yards, como sucede en ‘Working All the Time’ o la R&B ‘Worst Behavior’. Ni tampoco está tan conseguida esa división conceptual en lado ROJO con canciones más agresivas y dramáticas (cara A) y lado AZUL con canciones más sensibles e introspectivas (cara B). Es verdad que Rubinos -junto a su productor Marco Buccelli- ha dado COLOR así con mayúsculas a estas composiciones, pero que me aspen si ‘Una Rosa’ no suena como una canción «sensible e instrospectiva» y ‘Did My Best‘ no suena más como una canción «agresiva y dramática» que como una canción de luto.
Lo que sí es seguro es que ‘Una Rosa’ es ese álbum en el que Xenia Rubinos recupera el espíritu que perdió según su curandero de confianza. Logra ser su mejor disco presentando varios retratos de mujer, como la combativa que protesta contra la muerte de Breonna Taylor en ‘Who Shot Ya?’; la que no puede soportar una pérdida (‘Did My Best’) o la que critica el capitalismo (‘Working All the Time’). Xenia Rubinos se busca a sí misma en canciones como ‘Sacude’ («Paloma, dame la mano / Que quiero subir / Subir hasta el cielo»), mientras tiene tiempo de buscar justicia y hablar de la libertad en ‘Who Shot Ya?’ («Soy de todas partes y a todas partes voy / Arte soy entre las artes»).
Como es habitual en el autor del disco más vendedor de la historia de España, ‘Más’, que fue 22 veces platino en nuestro país, Alejandro Sanz vuelve a ser número 1 de discos por aquí. ‘Sanz’ es entrada directa al número 1 en su semana de salida, y recibe el disco de platino por la distribución de hasta 40.000 unidades. Esta vez lo logra sin single de éxito: ni una sola de las grabaciones del disco aparece por el top 100 de sencillos, ni aquella cosa llamada ‘Bio’, ni tampoco ‘Mares de miel’.
Absolutamente todos los álbumes de Alejandro Sanz han sido número 1 en España desde ‘Viviendo deprisa’, 12 discos de estudio en total. Pero también han logrado llegar a la cima directos y recopilatorios varios. Se desconocen las ventas reales de ‘Sanz’ estos días, aunque pinta a que Ale será en España el rey de la Navidad: Leiva cae del número 1 al número 4 y Adele recupera un puesto, subiendo del 3 al 2, pero sin ser la subida más importante en puntos de la semana, que corresponde a Sergio Dalma, quien asciende al puesto 9 con ‘Alegría’.
La segunda entrada más importante después de ‘Sanz’ es ‘El Puerto’, el nuevo EP de Bunbury. Compuesto por 5 canciones encabezadas por ‘El Triste’, este pequeño disco de Enrique queda en el 6º lugar, lejos de los puestos de cabeza a que acostumbra.
Otras entradas destacadas son las de Paco Candela con ‘Paseo por lo eterno’ en el número 12, Extremoduro en el 21 con ‘Canciones 1989-2013’ y Miguel Poveda en el 22 con ‘Diverso’. Extremoduro también sitúan su “Discografía Completa” en el número 44.
Las entradas de la semana se completan con ‘Barn’ de Neil Young y Crazy Horse en el puesto 40, Maka en el 73 con ‘Detrás de esta pinta hay un flamenco’ y Juice Wrld con ‘Fighting Demons’ en el número 96. Este último disco póstumo ha sido top 2 en Estados Unidos, mientras en otros mercados como Canadá, Holanda, Reino Unido o Australia ha logrado colarse en el top 10.