Inicio Blog Página 916

Muere Frank Romero, ex integrante de Locomía

8

Frank Romero, ex integrante de Locomía en sus últimos años, ha fallecido en Huelva debido a una infección bacteriana, según ha podido confirmar Europa Press a través del representante de Romero, Paco San José. Romero es el segundo miembro de Locomía que muere en poco más de un mes, tras el fallecimiento de Santos Blanco el pasado 15 de junio.

Además de integrante de Locomía, aquel grupo que en los 80 y 90 triunfó sobre todo en Latinoamérica gracias a sus hombreras, coreografías con estrambóticos atuendos y a sus coreografías con abanico y a canciones como ‘Loco mía’, ‘Rumba, samba, mambo’ o ‘Loco vox’, Romero era actor, guionista y presentador y, en la primera pantalla, llegó a aparecer en series como ‘Vidas cruzadas’ o ‘Arrayán’. En 2000, Romero publicó el álbum ‘Mi historia personal’, del que se extrajeron temas como ‘Hazme sentir’, y hace unos años estrenó dos singles de sonido electro como son ‘Be Free’ y ‘I Am Gay’.

Actualmente, Romero regentaba una escuela de arte dramático en Huelva y preparaba el lanzamiento de un nuevo disco, del que había anunciado el single ‘You Are All My Life’. El entierro del artista tendrá lugar en Huelva este martes 17 de julio.

Os presento la portada de mi nuevo single cuya foto y diseño son obra del artista @juaki.perez. YOU ARE ALL MY LIFE es una composición y producción de @babynoeloficial, productor que cuenta con una nominación a los Premios Grammy Latinos, próximamente a la venta en las plataformas digitales. I present the cover of my new single whose photo and design are the work of the artist @juaki.perez. YOU ARE ALL MY LIFE is a composition and production of @babynoeloficial, a producer who has a Latin Grammy Award nomination, soon to be sold on digital platforms. #nuevo #novedad #novedades #novedadesmusicales #new #cancion #canciones #nuevacancion #song #newsong #single #singles #newsingle #newsingles #video #videoclip #nuevovideoclip #newvideoclip #dance #house #noelpastor #babynoel #juakiperez #frankromero #frankromerocantante #huelva #desdehuelvasepuede #desdehuelvaesposible

Una publicación compartida de Frank Romero (@frankromerooficial) el

‘Stranger Things’ avanza su tercera temporada con el pseudo-anuncio de un nuevo centro comercial

5

‘Stranger Things’ llega en 2019 con una tercera temporada, tras el éxito de sus dos primeras, y hoy la avanza con un vídeo en el que se revela una nueva localización de la serie: un centro comercial llamado Starcourt Mall. El vídeo es en realidad un pseudo-anuncio de este centro comercial que está a punto de abrir en Hawkins, Indiana y en el que trabajarán durante el verano Steve Harrington (Joe Keery) y Robin, interpretada por el nuevo fichaje de la serie, Maya Hawke. Ambos servirán helados en la heladería Scoops Ahoy.

Como no podía ser de otra manera visto el adelanto, ‘Stranger Things’ confirma que la tercera temporada de la serie se estrena “el próximo verano”. Queda un año para descubrir qué papel jugará en la serie este centro comercial en el que también se anuncian pequeños comercios “para todos los miembros de la familia”.

Recientemente se anunciaba el lanzamiento de varios libros sobre ‘Stranger Things’, entre ellos una precuela que narrará los orígenes de la madre de Eleven. La actriz que la interpreta, Millie Bobby Brown, trabaja también en su papel de Enola Holmes -hermana de Sherlock- en una nueva franquicia inspirada en las novelas de Nancy Springer.

Estrenado al fin el piloto de ‘La gente quiere saber’ con Massiel censurado por la dictadura

7

En 1972, Massiel participó en el programa piloto de ‘La gente quiere saber’, un programa de entrevistas presentado por el recientemente fallecido José María Íñigo en el que el público hacía preguntas a los personajes invitados. El capítulo protagonizado por Massiel, que cuatro años atrás había ganado Eurovisión con ‘La la la’, que este año ha cumplido 50 años, jamás se emitió, ya que fue censurado por la dictadura de Francisco Franco, pero RTVE lo ha publicado ahora en su página web, como revelaba que haría hace unos días en las redes sociales.

RTVE prometía en Twitter una entrevista de Massiel “sin pelos en la lengua” y destaca el fragmento en el que la cantante se proclamaba “anti-fascista” y declaraba que era una “tristeza” que la mujer solo pudiera sentirse realizada como tal a través de su matrimonio con un hombre. “Si eso fuera así, qué iba a ser de mí, lejos de casa”, aseguraba la artista en plena segunda ola feminista. s efectivamente la cantante no se cortó un pelo en esta charla realizada en plena dictadura de Franco y en la que expresó su opinión -en esa época polémica- sobre el fascismo, el matrimonio y la religión, entre cosas.

De manera interesante, Massiel realizó estas divertidas declaraciones sobre las carencias de la música española: “A la música española le faltan buenos productores y sobre todo difusión y publicidad. Yo canto en el Bellas Artes y te enteras tú y diez más. Si canto en Francia se entera todo el mundo. En España se enteran en Vitigudino de Abajo, en Almendralejo y en Badajoz. ¿Tú te crees que se entera alguien en Hollywood de lo que hago yo? Me tengo que ir allí y decir que quiero una oportunidad, y no me escuchan”. Además, la cantante habló de Eurovisión, la polémica de Serrat -quien iba a cantar ‘La la la’ primero-, su rechazo a Richard Nixon, el arte o su rechazo a las revistas que interpretaban “mal” sus palabras o incluso se inventaban diálogos con ella que jamás existieron. Son 45 minutos de entrevista con una Massiel preparadísima para disparar respuestas sin ningún tipo de vergüenza o cohibición, y que vista hoy resulta realmente fascinante.

Animal Collective celebran el año del arrecife de coral con un nuevo álbum audiovisual

3

Animal Collective han anunciado un nuevo álbum con el que conmemoran el año del arrecife de coral, que es 2018. ‘Tangerine Reef’ es un disco colaborativo con Coral Morphologic, un dúo de Miami formado por el biólogo marino Colin Foord y el músico J.D. Mckay, y además será visual. La descripción oficial asegura que ‘Tangerine Reef’ es un “poema sinfónico que consiste en imágenes en cámara lenta de paisajes acuáticos surrealistas de corales naturalmente fluorescentes y apariciones de criaturas arrecifales que asemejan extraterrestres”. Se aclara que no se han usado efectos especiales en ordenador para mejorar las imágenes, que son totalmente naturales. El disco sale el 17 de agosto.

No está claro qué lugar ocupará ‘Tangerine Reef’ en la discografía de Animal Collective, pero parece que será una rareza y no el verdadero sucesor de ‘Painting with…‘. Panda Bear, uno de los miembros fundadores del grupo, no ha participado en el proyecto.

El primer avance de ‘Tangerine Reef’ es su primera pista, ‘Hair Cutter’, una pieza ambiental de texturas acuosas que incluye la voz de Avey Tare, y puede recordar a los momentos más hipnóticos y densillos de ‘Feels’ o ‘Merriweather Post Pavilion’.

01 Hair Cutter
02 Buffalo Tomato
03 Inspector Gadget
04 Buxom
05 Coral Understanding
06 Airpipe (To A New Transition)
07 Jake And Me
08 Coral By Numbers
09 Hip Sponge
10 Coral Realization
11 Lundsten Coral
12 Palythoa
13 Best Of Times (Worst Of All)

The Coral vuelven a desmelenarse en ‘Move Through The Dawn’

1

Semanas atrás los británicos The Coral anunciaban la próxima publicación el 10 de agosto –lo han adelantado una semana respecto a la fecha anunciada inicialmente– de ‘Move Through The Dawn’, séptimo (octavo si contamos con ‘Curse of Love’, el inédito de 2006 recuperado en 2014) disco de estudio del grupo, el tercero ya sin su fundador Bill Ryder-Jones, que dejó definitivamente el grupo en 2008.

Tras ‘Distance Inbetween’ (2016), un álbum incluso más psicodélico de lo que solían y de ritmos pausados, este nuevo largo del sexteto de Merseyside parece recuperar el espíritu colorido –no hay más que ver su estridente portada– y luminoso que inundaba sus canciones en sus inicios, cuando triunfaban con canciones como ‘Dreaming of You’ o ‘Pass It On’. Así lo indican los estupendos dos adelantos que han elegido para presentar el álbum: por un lado, la enérgica y bailable (como demuestra su clip oficial) ‘Sweet Release’, y por otro, una ‘Eyes Like Pearls’ con ecos soul y de gran canción americana, presentada con un estupendo clip de animación en stop-motion.

Además, The Coral acaban de anunciar que realizarán una gira de presentación que tendrá hasta 4 paradas en nuestro país: el 13 de noviembre estarán en Barcelona (Sala Sidecar), el 15 en Zaragoza (Las Armas), el 16 en Madrid (Sala Chango) y, por último, el 17 de noviembre en León (Espacio Vías).

Tracklist de ‘Move Through The Dawn’:
 
1. Eyes Like Pearls
2. Reaching Out For A Friend
3. Sweet Release
4. She’s A Runaway
5. Strangers In The Hollow
6. Love Or Solution
7. Eyes Of The Moon
8. Undercover Of The Night
9. Outside My Window
10. Stormbreaker
11. After The Fair

Tierra Whack plantea un dilema: ¿puede un álbum de 15 temas en 15 minutos ser uno de los mejores del año?

10

“Whack” es una palabra empleada en el argot norteamericano que implica sinónimos como “loco”, “ridículo”, “delirante”… Ciertamente no se nos ocurre un mejor apellido artístico para Tierra Whack, una jovencísima artista de Philadelphia que está redefiniendo las convenciones del panorama hip hop y R&B. Y le han bastado 15 minutos de música para hacerlo. Eso es lo que dura su ¿álbum? debut, ‘Whack World’, un disco con 15 cortes de 1 minuto de duración que, como casi no podía ser de otra manera, desconcierta. ¿Son teasers de canciones completas que algún día escucharemos? ¿Nos está tomando el pelo? Las respuestas a esas preguntas son “no” y “puede ser, pero no está claro”.

Lo cierto es que Tierra, una chica que tiene a Lauryn Hill como su máximo símbolo de adoración (no puede ser más enternecedor su texto narrando qué sintió cuando coincidió con ella en un escenario este pasado fin de semana), tiene una hiperactividad –que se refleja bien en la entrevista que le hicieron hace poco en Pitchfork– que su madre –no un médico– ha diagnosticado como Síndrome de Déficit de Atención. Un comportamiento que tiene un perfecto reflejo artístico en ese debut de canciones que, cuando comienzas a disfrutar, pasan a otro asunto y que, además, tienen una aún más delirante traslación a imágenes en el vídeo de 15 imperdibles minutos que lo ilustra. 15 cortes, 15 estilos (hip hop, pop, rap 15 estéticas, 15 situaciones que reflejan lo loco (“¡lo loco es bueno, lo loco es divertido!”, asegura también en la citada entrevista) que puede llegar a ser el mundo de Tierra. Ya ha sido calificado como Best New Music por Pitchfork y, más que probablemente, esté entre los mejores discos del año de muchas publicaciones especializadas.

Si os preguntáis si puede que la cuestión sea que no sabe cómo rematar sus canciones, no parece ser esa la cuestión: a lo largo de 2017 lanzó cuatro singles de duración y estructura convencional entre los que destaca ‘Mumbo Jumbo’, objeto de un perturbador videoclip que confirma que no estamos ante un feliz accidente. Tierra Whack dice inspirarse en los artistas que escuchó de niña, iconos como Missy Elliott, Busta Rhymes, Eminem o OutKast. Lo cierto es que, en apenas un año y poco más de 30 minutos de música publicados, pocos se atreverán a decir que ella no puede llegar a ese estatus. Y no es que lo digamos nosotros: Solange Knowles («no nos merecemos a Tierra Whack»), Vince Staples o Mike WiLL Made It son rendidos fans.

Dellafuente triunfa con el mix de feria andaluza y urban pop de ‘Me pelea’

3

Días atrás hablábamos de ‘Me pelea’, el primer single de Dellafuente como artista oficialmente en nómina de Sony Music España. Se trataba de una suerte de rumba caribeña entrelazada con modos flamencos, versos hip hop y arreglos electrónicos de El Guincho –que también ha trabajado en la creación del esperado nuevo álbum de Rosalía–, una mixtura en la que el artista granadino parece haber encontrado su espacio propio y que le podría abrir las puertas de un público menos underground, como el que le llevó a ser disco de platino con ‘Guerrera’. No en vano, este fin de semana celebraba su tercera actuación en el WiZink Center de Madrid –en este caso, abriendo para Bad Bunny en A Fuego Festival–.

Este fin de semana ha presentado su vídeo oficial y, acumulando cerca de medio millón de visitas en 3 días –a lo largo del fin de semana ha llegado a ser top 3 en Tendencias de Youtube España–, ya apunta a que va a convertirse, muy probablemente, en uno de los más visionados del artista. Cosa nada fácil, puesto que cuenta con numerosos vídeos en su canal de 2, 3 4 y hasta más de 5 millones (el de ‘Consentía’) de streams.

La razón es, claramente, que es un clip espectacular en lo visual –dirigido por Ernest Desumbila y producido por Sauvage.tv–, que, partiendo de presupuesto e ideas muy distintas, se aproxima un poco a lo que también quería mostrar Rosalía con ‘Malamente’: una colisión entre nuevos patrones estéticos, correspondientes al R&B, el trap y el hip hop, con imágenes atávicas de la tradición andaluza.

En el caso de ‘Me pelea’, El Chino comienza encabezando una cohorte de bailarinas que pasea y baila por el clásico ferial andaluz, entre casetas. Caballos, motos de alta cilindrada, flamencas que “combaten” en campos de fútbol de tierra, bailarinas de street en callejas de casas encaladas, pirotecnia y la espectacularidad de todo un cuerpo de baile en el interior de un círculo de fuego son algunos de los chulos planos que encontramos en este clip que va camino de convertirse en un clásico de Dellafuente que, por cierto, se guarda una sorpresa rumbera para el final.

Sticky M.A. / Las pegajosas aventuras de Sticky M.A.

0

Sticky M.A. es de sobra conocido como miembro de Agorazein, tras haber estado en algunos de los hits más significados del colectivo, como en la mismísima ‘100k pasos’, pero también ‘Qué pasará’, ‘Tentación’ o ‘Ya sabes’. Hace poco se ha pasado también por uno de los temas de ‘Avida Dollars’ de C. Tangana, en concreto ‘Huele a nuevo’, y además le hemos visto arrasando como telonero de Puchito en la gira de ‘Ídolo’; pero sobre todo ha sido noticia por haber lanzado una mixtape de 9 temas, ‘Las pegajosas aventuras de Sticky M.A.’, que al final no ha editado Sony en contra de lo que parecía a finales de 2017.

¿Cuán «pegajosas» son esas aventuras? Pues la verdad es que bastante. El disco se cierra con aquel hitazo llamado ‘Humo y alcohol’ («me creo Dios, yeah») en el que lo de menos es la presencia de C. Tangana o Jerv.AGZ. Lo de más, la gran producción inspirada en los grandes de la música urbana de Norteamérica, de mano de Steve Lean, ex PXXR GVNG y miembro del colectivo de Atlanta 808 Mafia. Aunque Sticky M.A. dice no creer en los «beefs», aquí están los delirios de grandeza habituales en el género («Hoy me he despertao cabrón cabrón, bien cabrón / Riéndome de tos’ esos raperos del montón»), siempre surtidos con frases que se quedan insertadas en la cabeza a la primera: «Si se va siempre vuelve como un puto yo-yo / Como yo, si me muero siempre quedará mi voz».

Steve Lean no vuelve a aparecer en los créditos, pero también es muy remarcable el trabajo realizado por Royce Rolo (Bahia Banana Music), en las espléndidas ‘Diablo’ o ‘Yanoay’. La primera logra transmitir toda la angustia posible en ese robotizado estribillo cañí «Vi al diablo el día en que nos conocimos / perdí mi alma el día en que tú y yo chingamos»; mientras ‘Yanoay’ cuenta con una de las producciones más imaginativas, con un ritmo considerablemente electro, sintes sensuales, algún pequeño arreglo tropical, un espectacular estribillo el de «ya no hay tiempo para hablar» y un gran flow en el resto del tema.

Las referencias al sexo de ‘Sweet’ («Ese pussy es todo lo que quiero / Soy muy dulce y ella es puro caramelo») topan con otras adicciones (‘SuboX3’ se pasa casi sus 2 minutos preguntando «Dónde coño está el papel»); y como siempre en el género la arrogancia topa con otros momentos de inseguridad y deliberadamente naíf. En cierta medida se nota que estamos ante una mixtape, pues la secuencia es algo desorganizada, con el R&B amable y lleno de humor de ‘Sextape’ -con Lil Moss y IAMTOMMY- («Tengo a mis seguidores súper tristes / Porque tengo muchos más sextapes que mixtapes») chocando con la brumosa ‘Aleluya’ de $hyhook, más post-triphop en el sentido The Weekend de la palabra. Sin embargo, Sticky M.A. sabe sumar unos cuantos hits a un buen repertorio que hace rato también es coreado por miles de seguidores. Si no hay disco de oro para ‘YanoaY’ será solo por una cuestión de promo…

Calificación: 7,4/10
Lo mejor: ‘Humo y alcohol’, ‘YanoaY’, ‘Diablo’, ‘Sextape’
Te gustará si te gusta: The Weeknd, Post Malone, C. Tangana
Escúchalo: Spotify

Scarlett Johansson renuncia finalmente a hacer el papel de hombre transgénero

27

Tras la polémica surgida, finalmente Scarlett Johansson ha renunciado a interpretar el papel de Dante ‘Tex’ Gill –un conocido proxeneta de los 70 que murió en prisión sin completar su reasignación de género– en la película ‘Rub & Tug’ que ella misma co-producía. Así lo ha comunicado enviando un texto a Out, web dedicada a la comunidad LGTBI+. En el mismo, destaca lo mucho que ha aprendido sobre las personas transgénero y califica su primer comentario sobre la polémica (en el que remitía irónicamente a otros actores cis que han llevado a cabo papeles trans en el pasado) de “insensible”.

“Siento una gran admiración y amor por la comunidad trans y estoy agradecida de que la discusión sobre la inclusión en Hollywood continúe”, dice también en su comunicado. Trace Lysette (‘Transparent’), actriz transgénero que criticó fuertemente la posibilidad de que Johansson interpretara a Gill denunciando las actualmente insalvables dificultades que ella misma tendría para optar a un papel ante actrices cis, ha celebrado su decisión proponiendo a Chaz Bono (el hijo de Cher), Murray Hill o Turner Schofield para el papel.

Lo que no se sabe si la retirada del proyecto de la actriz y cantante implicará también su retirada como productora. En todo caso, la presidenta de GLAAD, asociación por los derechos de homosexuales, lesbianas y personas trans ha celebrado que haya existido el debate: “El anuncio de Scarlett Johansson, junto con las voces transgénero que se pronunciaron sobre este film, suponen un cambio radical para el futuro de la imagen transgénero en Hollywood, Hollywood cambió la manera en que los norteamericanos entendían las vidas de gays y lesbianas, la televisión está comenzando a hacer lo mismo por la gente transgénero con verdaderos retratos trans siendo grandes éxitos de crítica y audiencia. La industria del cine tiene una oportunidad real de hacer lo mismo”.

La canción del día: Chaka Khan demuestra en ‘Like Sugar’ que le sobra “mojo” si está en buenas manos

14

Decía Chaka Khan hace ahora casi exactamente dos años que la muerte de su amigo Prince la había decidido a superar, de una vez por todas, su adicción a los analgésicos –el artista de Minneapolis moría en abril de 2016 a causa de una sobredosis de opiáceos legales–. Entonces cancelaba su gira para entrar en rehabilitación, y poco más habíamos sabido de ella desde entonces.

Hasta que hace pocas semanas, publicaba un nuevo single titulado ‘Like Sugar’. Lo más impredecible del mismo es que la producción corre a cargo de David Taylor, Switch, conocido sobre todo por trabajar al lado de M.I.A. durante toda su carrera y también como fundador, junto a Diplo, de Major Lazer. Esas referencias sirvieron al británico para que artistas como Christina Aguilera (‘Bionic’) o Beyoncé (‘4’ –en ‘End of Time’ y ‘Run The World’, como parte de Major Lazer–) contrataran sus servicios como productor.

La cuestión es que este ‘Like Sugar’ es una bombástica pieza de funk latino de vieja escuela a la que Switch, aportando trazas de dub y con un medido uso de la instrumentación (hay que ver lo mucho que puede dar de sí un sencillo triángulo, empleado de manera conveniente), convierte en una pieza perfectamente contemporánea. Claro que si algo deslumbra es la voz de la legendaria vocalista de Rufus, en este caso doblada por sí misma, arrebatadora en su aportación melódica, pero comedida a la hora de los gorgoritos y el griterío just because. Cuánto tienen aún que aprender de ella algun@s jovenzuel@s, tan dados al ornamento vocal gratuito.

‘Like Sugar’ se ha editado como un EP con tres versiones de la misma canción: un “edit”, una jugosa versión extendida y un remix aún más dub y experimental del propio Switch absolutamente fascinante. Al contrario de lo que solemos encontrar habitualmente, estamos ante un “maxi” perfectamente justificado, al que no le sobra ni un segundo. El tema también ha sido objeto de un vídeo bastante chulo, en el que una corte de bailarines de estética singular bailan la canción “remezclados” al ritmo de Chaka y Switch. Además, este single se publica en Diary Records, subsello dirigido por Switch como parte de Universal Music, que también ha confirmado que publicará a lo largo de este año el nuevo álbum de Khan que incluye ‘Like Sugar’. Será el primer disco de la gran diva funk desde que en 2007 lanzara ‘Funk This’.

Mala Rodríguez, Iggy Azalea, Bad Gyal, Christine and the Queens, Let’s Eat Grandma y The Knocks entran en el top 40 de JNSP

0

‘Accelerate’ continúa inamovible del número 1 de nuestro top, seguida por ‘Malamente’ de Rosalía. Entre las novedades de la semana, hay entradas de Mala Rodríguez, Iggy Azalea, Bad Gyal, Christine and the Queens, Let’s Eat Grandma y The Knocks. Esta semana es el turno de despedirnos de los temas de Róisín Murphy y Janelle Monáe, si bien en el segundo caso podéis continuar votando por ‘PYNK’. Ya podéis escuchar nuestra nueva lista de novedades y votar por todas vuestras canciones favoritas aquí.

Top Ant. Peak Sem. Canción Artista
1 1 1 10 Accelerate Christina Aguilera, Ty Dolla Sign, 2 Chainz Vota
2 3 1 6 Malamente Rosalía Vota
3 5 1 14 Anna Wintour Azealia Banks Vota
4 2 2 10 Hunger Florence + the Machine Vota
5 4 1 12 No Tears Left to Cry Ariana Grande Vota
6 12 1 24 Dancing Kylie Minogue Vota
7 15 7 2 All for You Years & Years Vota
8 8 2 14 One Kiss Calvin Harris, Dua Lipa Vota
9 10 4 12 deep end Lykke Li Vota
10 24 13 6 5 In the Morning Charli XCX Vota
11 9 8 3 Apeshit The Carters Vota
12 12 1 Gitanas Mala Rodríguez Vota
13 17 13 5 Lost My Mind Lily Allen Vota
14 14 7 4 Dance to This Troye Sivan, Ariana Grande Vota
15 22 15 2 Immaterial SOPHIE Vota
16 6 12 10 Bloom Troye Sivan Vota
17 7 2 19 IDGAF Dua Lipa Vota
18 20 8 13 PYNK Janelle Monáe Vota
19 23 5 6 Brillo J Balvin, Rosalía Vota
20 13 13 3 Fast Slow Disco St Vincent Vota
21 19 10 5 bitches Tove Lo, Charli XCX, Icona Pop, Elliphant, ALMA Vota
22 26 17 8 Solo Clean Bandit, Demi Lovato Vota
23 16 5 9 This Is America Childish Gambino Vota
24 25 3 8 Four Out of Five Arctic Monkeys Vota
25 11 11 4 Ataraxia La Casa Azul Vota
26 18 4 12 Make Me Feel Janelle Monáe Vota
27 21 21 3 Strangers Halsey, Lauren Jauregui Vota
28 28 1 Kream Iggy Azalea Vota
29 29 1 Internationally Bad Gyal Vota
30 27 27 6 Humility Gorillaz Vota
31 31 1 Girlfriend Christine and the Queens Vota
32 31 21 7 Don’t Miss It James Blake Vota
33 32 26 6 Give Yourself a Try The 1975 Vota
34 34 1 It’s Not Just Me Let’s Eat Grandma Vota
35 29 25 3 Bien duro C. Tangana Vota
36 30 25 5 The Invisibles Suede Vota
37 34 24 10 All My Dreams Róisín Murphy Vota
38 36 23 8 Toy Netta Vota
39 39 1 Ride or Die The Knocks, Foster the People Vota
40 37 37 2 Nobody Mitski Vota
Candidatos Canción Artista
I Fight Like A Girl Zolita Vota
In My Feelings Drake Vota
A Trick of the Light Villagers Vota
Ponytail Pi Ja Ma Vota
If You Give Enough The Lemon Twigs Vota
Summertime Magic Childish Gambino Vota
Brean Down Beak Vota
Algunos amigos Dorian Vota
Schedules Sigrid Vota
Sun In Our Eyes Mø, Diplo Vota
God Break Down the Door Nine Inch Nails Vota
Jumpsuit Twenty One Pilots Vota
Heh Agost Vota
God Is a Woman Ariana Grande Vota
Speed Zazie Vota

Vota por tus 20 canciones favoritas

  • Malamente, de Rosalía (5%, 68 Votos)
  • Accelerate, de Christina Aguilera, Ty Dolla Sign, 2 Chainz (5%, 66 Votos)
  • Kream, de Iggy Azalea (4%, 55 Votos)
  • Hunger, de Florence + the Machine (4%, 54 Votos)
  • God Is a Woman, de Ariana Grande (4%, 48 Votos)
  • Gitanas, de Mala Rodríguez (4%, 47 Votos)
  • No Tears Left to Cry, de Ariana Grande (3%, 46 Votos)
  • Brillo, de J Balvin, Rosalía (3%, 42 Votos)
  • Dance to This, de Troye Sivan, Ariana Grande (3%, 36 Votos)
  • Anna Wintour, de Azealia Banks (3%, 36 Votos)
  • One Kiss, de Calvin Harris, Dua Lipa (3%, 36 Votos)
  • IDGAF, de Dua Lipa (3%, 35 Votos)
  • Internationally, de Bad Gyal (2%, 33 Votos)
  • This Is America, de Childish Gambino (2%, 33 Votos)
  • 5 In the Morning, de Charli XCX (2%, 33 Votos)
  • Solo, de Clean Bandit, Demi Lovato (2%, 32 Votos)
  • bitches, de Tove Lo, Charli XCX, Icona Pop, Elliphant, ALMA (2%, 31 Votos)
  • Bien duro, de C. Tangana (2%, 31 Votos)
  • PYNK, de Janelle Monáe (2%, 30 Votos)
  • Immaterial, de SOPHIE (2%, 30 Votos)
  • Humility, de Gorillaz (2%, 29 Votos)
  • Bloom, de Troye Sivan (2%, 29 Votos)
  • Apeshit, de The Carters (2%, 28 Votos)
  • deep end, de Lykke Li (2%, 28 Votos)
  • Strangers, de Halsey, Lauren Jauregui (2%, 27 Votos)
  • All for You, de Years & Years (2%, 27 Votos)
  • Dancing, de Kylie Minogue (2%, 26 Votos)
  • It’s Not Just Me, de Let’s Eat Grandma (2%, 26 Votos)
  • Four Out of Five, de Arctic Monkeys (2%, 25 Votos)
  • The Invisibles, de Suede (2%, 22 Votos)
  • Lost My Mind, de Lily Allen (2%, 21 Votos)
  • Sun In Our Eyes, de Mø, Diplo (2%, 20 Votos)
  • Ataraxia, de La Casa Azul (2%, 20 Votos)
  • Fast Slow Disco, de St Vincent (2%, 20 Votos)
  • Jumpsuit, de Twenty One Pilots (1%, 19 Votos)
  • Girlfriend, de Christine and the Queens (1%, 17 Votos)
  • Give Yourself a Try, de The 1975 (1%, 17 Votos)
  • Nobody, de Mitski (1%, 15 Votos)
  • Toy, de Netta (1%, 15 Votos)
  • Summertime Magic, de Childish Gambino (1%, 13 Votos)
  • Don’t Miss It, de James Blake (1%, 11 Votos)
  • Schedules, de Sigrid (1%, 10 Votos)
  • In My Feelings, de Drake (1%, 8 Votos)
  • God Break Down the Door, de Nine Inch Nails (1%, 7 Votos)
  • Brean Down, de Beak (0%, 5 Votos)
  • Ride or Die, de The Knocks, Foster the People (0%, 5 Votos)
  • I Fight Like A Girl, de Zolita (0%, 3 Votos)
  • A Trick of the Light, de Villagers (0%, 2 Votos)
  • Algunos amigos, de Dorian (0%, 2 Votos)
  • If You Give Enough, de The Lemon Twigs (0%, 2 Votos)
  • Ponytail, de Pi Ja Ma (0%, 2 Votos)
  • Heh, de Agost (0%, 2 Votos)
  • Speed, de Zazie (0%, 2 Votos)

Votos totales: 165

Cargando ... Cargando ...

Miembros de Pussy Riot invaden el campo en la final del Mundial de fútbol como protesta

13

Según informan medios como El País o Pitchfork, durante la final del Mundial de fútbol de Rusia tuvo lugar una invasión de campo por parte de «miembros de» Pussy Riot, el grupo punk ruso destacado por su activismo político contra el gobierno de Vladimir Putin –que, para más inri, presenciaba el partido desde el palco–. Tres mujeres y un hombre vestidos con uniforme de policía entraban al campo en el minuto 52 de juego, logrando incluso chocar la mano con el futbolista de la selección francesa Kylian Mbappé antes de ser reducidas por miembros de seguridad. Las televisiones trataban de minimizar las imágenes del incidente, pero numerosos aficionados en el campo han grabado la escena y subido vídeos a Twitter.

Además, minutos después del suceso, la cuenta oficial de Pussy Riot reivindicaba el acto de protesta, subiendo un vídeo de la detención de los invasores de campo y un comunicado con un poema del disidente ruso Dmitryi Prigov. Con él quieren denunciar el lavado de imagen que el gobierno ruso ha pretendido dar a la opinión pública internacional albergando este campeonato, escondiendo la represión que, según ellas, ejerce Putin. Al final de su comunicado enumeraban una serie de exigencias que hacían a la administración rusa. Más tarde, subían un vídeo con imágenes de su acto de protesta.

En 2012, las miembros del grupo Nadya Tolokonnikova y Masha Alyokhina fueron juzgadas y encarceladas en su país por haber realizado un acto de protesta en una iglesia ortodoxa. Poco más de un año después fueron liberadas tras una amnistía del Gobierno, pero ellas denunciaron torturas y la violación de varios Derechos Humanos en su procesamiento.

Will Smith se convierte en la gran estrella de la final del Mundial de Rusia 2018

11

Will Smith es trending topic mundial en la tarde de este domingo. «¿Ha vuelto a salvar al mundo?», se preguntaban en Twitter. Lo cierto es que sí, algo así: su actuación en la ceremonia de clausura, previa a la disputa de la final, del Mundial de fútbol de Rusia 2018 junto a Nicky Jam y la cantante kosovar Eri Istrefi interpretando ‘Live It Up‘, la canción oficial de este campeonato producida por Diplo, ha asombrado por sus movimientos de baile y su flow.

Así, las redes se han llenado de elogios hacia el actor (hay toda una generación que parece ignorar que durante muchos años, fue incluso más conocido por su música que por sus dotes interpretativas) por su capacidad para llenar el escenario. Nicky Jam fue el que comenzaba el show, interpretando su macrohit ‘X’ junto a J Balvin (que celebraba que su amigo llevara puesta una camiseta con su cara para cantar la canción), al que luego se sumaron Will, Eri y también el ex-futbolista Ronaldinho, que tocaba las percusiones tal y como hace en el clip oficial de la canción.

Tras el show, como decimos, Twitter se llenaba de mensajes de gente que deseaba que Smith fuera su padre (un poco retorcido, esto) o que, cuando Croacia perdía por 4-1, aseguraba que la única opción del equipo croata de vencer a Francia era sacando a Will Smith al campo. También alguno que se preguntaba si estábamos en 2018 o en 1998. Horas antes del show, Nicky Jam y Smith se habían marcado un duelo de baile que él mismo había subido a Instagram.

La canción del día: Zazie enseña cómo reinventarse a los 50 en el maravilloso himno vital ‘Speed’

7

Aunque suene a autobombo promocional, los foros de JENESAISPOP son una manera estupenda de relacionarse con gente de intereses y gustos similares (nos consta que a veces hasta se liga), y para descubrir música, también para nosotros, los que gestamos la web día a día. El pasado mes de junio el usuario Larsen nos descubría una canción llamada ‘Speed’ de la cantante francesa Zazie (en el hilo de “Música francesa”, claro) que se ha convertido en uno de los descubrimientos de la temporada.

En realidad se trata de un redescubrimiento, puesto que hablamos de una mujer con una extensa trayectoria artística, que comenzó en 1992 con el álbum ‘Je, tu, ils’, que la llevó a ganar el Victoire de la Musique a la mejor nueva artista femenina del año siguiente. En él facturaba un pop con guiños funk y R&B, en el que destacaban sus letras, que jugaban con el doble sentido del lenguaje y la sonoridad de las palabras. Su gran éxito llegó con su segundo álbum, ‘Zen’ (1996), en el que equilibraba pop y contemporaneidad electrónica. Desde entonces, su carrera ha proseguido en esa línea, firme pero de manera discreta –sin alcanzar una repercusión internacional, por ejemplo– con éxitos puntuales como los singles ‘Rue de la Paix’ (de ‘La Zizanie’ –2001–), ‘Je Suis Un Homme’ (de su disco ‘Totem’ –2007–) y ‘Avant L’Amour’ (de ‘Za7ie’ –2010–).

Desde 2015 Zazie ha ganado notoriedad por su papel de coach en la edición francesa de ‘La Voz’, donde uno de sus pupilos ganó en aquel año y ha repetido papel en ediciones posteriores. Desde esa posición mediática privilegiada, acaba de anunciar la próxima edición el día 7 de septiembre de su nuevo álbum, ‘Essenciel’. Un anuncio que realizaba mostrando en Instagram su magnífica portada, que podéis ver encabezando este texto.

El primer single de ‘Essenciel’ es ese ‘Speed’ que mencionábamos al principio y que, efectivamente, sitúa a Zazie (cuyo nombre real es Isabelle Marie Anne de Truchis de Varennes) ante una interesante reinvención sonora. Cierto que nunca ha rehuido la experimentación en sus trabajos previos, pero en esta ocasión, además, logra una composición que conjuga el impacto desde el punto de vista pop con un precioso trasfondo lírico: Zazie parece dirigirse a sí misma, forzándose a salir de cierto letargo (¿físico? ¿anímico?), a “salir de la caverna”, a reencontrarse con la vibración dentro de sí misma, a empujar a su corazón a latir a esa “velocidad”.

Musicalmente –la ha co-escrito con Édith Fambuena, experimentada artista que ha trabajado a la sombra de Franóise Hardy, Jane Birkin, Etiénne Daho o Brigitte Fontaine–, la propia canción traslada ese desperezarse para alcanzar la agitación en su aventurera estructura: parte de un delicado piano, que tenuemente va acelerando su tempo, introduciendo batería y sintetizadores que van haciendo ganar inercia a la canción y que nos conducen a una sorprendente catarsis bailable final que sabe a celebración vital, con guitarras, coros y vientos que empujan y elevan por los aires. Una fantástica progresión que, en su traslación al directo, resulta incluso más visceral y vigorosa. Detrás, podemos percibir cierto mensaje anti-ageism, no únicamente como artista, sino como ser humano: superada la cincuentena, el vitalismo parte desde uno mismo.

Gente imaginando Madrid lleno de Banksys tras la cancelación de Massive Attack es lo 2º mejor que ha pasado a Mad Cool

5

La cancelación de Massive Attack ha sido, a la postre, la peor noticia que ha dejado sobre la mesa la tercera edición de Mad Cool, justo cuando empezábamos a olvidarnos de las colas del jueves. El País ha publicado una entrevista con Javier Arnaiz, director de Mad Cool, en la que indica que, desde el viernes por la mañana el grupo de Bristol parecía poco por la labor de actuar. «Venían torcidos desde la mañana, porque hicimos todo lo posible por mantener el concierto».

También indica que se negoció con Franz Ferdinand que su show acabara 10 minutos antes o bajar sus delays, con el mánager de los de Alex Kapranos accediendo gracias a su buena relación con Massive Attack. “Llegó un momento que les planteamos que nos dieran ellos la solución. Estábamos dispuestos a parar el recinto entero para que no sonara nada cuando ellos tocasen y así no cancelar (…) Les pedimos que por seguridad no cancelaran, pero se empeñaron. Cuando justo acabó la actuación de Franz Ferdinand, confirmaron que no iban a salir», indice Arnaiz.

Las pintadas de «chorizos», «dónde están Massive Attack» amanecieron el sábado en las inmediaciones del IFEMA, pero hay que alabar que parte del público se lo tomara con sentido del humor y el viernes de madrugada fueron muchos los que apelaron en Twitter a la posibilidad, leyenda urbana hasta que se demuestre lo contrario, de que uno de los miembros de Massive Attack es el artista callejero Banksy. En concreto Robert del Naja. Han sido varias las coincidencias entre conciertos de Massive Attack y pintadas de Banksy que se han producido en distintos momentos y lugares históricos y el rumor se alimentaba el año pasado tras unas declaraciones en que Goldie se refería a Banksy como «Rob». Os dejamos con algunos de los mensajes más graciosos al respecto, lo mejor de este Mad Cool después de Nine Inch Nails.

Manic Street Preachers / Resistance Is Futile

5

Manic Street Preachers llegan ya a su disco número 13, que es más de lo que muchos -ellos mismos- esperaron tras la desaparición de su letrista Richey Edwards en misteriosas circunstancias en 1995. Después de aquello, el grupo supo crecerse con ‘Everything Must Go’ (1996) y mantener su popularidad con los enormes sencillos de ‘This Is My Truth Tell Me Yours’ (1998). Lo que ha venido después ha sido «complicado»: discos tan inescuchables como ‘Know Your Enemy’ (2001), aceptables como ‘Send Away the Tigers’ (2007), un álbum que recopilaba textos perdidos de Richey como fue ‘Journal for Plague Lovers‘, entregas folk como ‘Rewind the Film‘ (2013) o a lo alemán como ‘Futurology‘ (2014).

Si estos dos últimos álbumes hasta ahora tenían la vocación de mostrar otras facetas, aunque fuera ligeramente, ‘Resistance Is Futile’ presenta un sonido menos novedoso, situado abiertamente entre la recuperación de sus inicios con ‘Generation Terrorists’ (1992) y la accesibilidad de ‘Everything Must Go’ (1996). La idea es mucho menos apetecible, sobre todo cuando ya hemos comprobado que aquí no había ningún ‘Motorcycle Emptiness’ ni tampoco ningún ‘A Design for Life’.

Como siempre, las temáticas son interesantes. Sobre ‘People Give In’, han indicado que «no es post-referendum ni post-Trump ni post-elecciones» británicas, «pero que todo alimenta el malestar» generalizado. El single ‘Distant Colours’ de manera muy llamativa no «distingue ya la izquierda de la derecha, ni las esperanzas de los miedos», mientras ‘Liverpool Revisited’ se dedica a los fallecidos por una avalancha en un estadio (la tragedia de Hillsborough). Además, ‘International Blue’ está dedicada al «inventor» de este color, Yves Klein; y ‘Vivian’ versa sobre Vivian Meier, una fotógrafa callejera de Chicago en los años 50, desconocida en su momento pero muy querida en los últimos años entre los expertos. «Vivian, ¿alguna vez te diste cuenta de todo el misterio que dejabas detrás?», canta James Dean Bradfield sobre la artista fallecida en 2009 pero que fue descubierta ni celebrada en libros hasta después. «He visto tu cara, pero no he llegado a ver tu sonrisa», añade después.

Hay elementos para el debate y para las segundas lecturas, pero la sensación que deja el disco es la de estar más cerca de una canción tan olvidada como ‘Australia’ que de los momentos más inspirados de Manic Street Preachers. A esa sensación contribuye una larguísima edición deluxe con las maquetas de las canciones en las que unas veces se pone sobre la mesa lo poco trabajadas que están o, peor, cómo se ha perdido en ocasiones la frescura. ‘Vivian’ en cierto modo parece una «demo» y no queda muy claro si ‘Distant Colors’ y ‘Dylan & Caitlin’ (sobre el poeta Dylan Thomas) están mejoradas o empeoradas en sus versiones definitivas. Así las cosas, cuando ‘Sequels of Forgotten Words’ dice algo así como que «el rock’n’roll no tiene dónde ir» dan ganas de responder: «no, así no lo tiene…»

Calificación: 5,5/10
Lo mejor: ‘Dinstant Colours’, ‘International Blue’, ‘Dylan & Caitlin’
Te gustará si: aún escuchas sus primeros discos con mucha frecuencia

Young Fathers y Jungle logran la magia que ni Gorillaz ni Noel Gallagher pudieron alcanzar en Bilbao BBK Live

9

Última jornada de Bilbao BBK Live 2018, con reseñas de Young Fathers, Benjamin Clementine, Noel Gallagher’s High Flying Birds…

Benjamin Clementine durante las primeras canciones de su concierto, le reprochaba al público –de manera amistosa, claro– que eran tan sosos que parecían aliens, que movieran el culo. De hecho al principio se notaba el esfuerzo del artista por animar el ambiente y que la gente se lo pasara bien viéndole. Sin embargo, algo impedía que esa conexión sucediera. Al final, por mera insistencia (chapurreando en español, repitiendo frases hasta la saciedad, etc) consiguió lo que parecía totalmente impensable al comienzo: que se corearan sus canciones. Hubo un momento que empezó a cantar «wishing España free’, que fue realmente divertido. El concierto fue totalmente de menos a más, y Clementine se vino cada vez más arriba con el arrope de la multitud, mejorando no solo el espectáculo, sino también su manera de cantar, dejando finalmente un buen sabor de boca. Fernando García.

En uno de los escenarios pequeños, Las Odio dieron un conciertazo de punk y rock n roll marcado por sus ácidas letras de carácter feminista, y que hizo bailar al público desde la primera a la última canción. Me consta que el concierto produjo nuevos fans, gracias por supuesto a temas de su debut como ‘Indiespañol’, ‘Yo los vi primero’ o ‘Un cuarto propio’, pero también y de manera especial por ese tema nuevo llamado ‘Lo quiero todo’ que irá en su próximo álbum (que ya están grabando) y que apunta a convertirse en un nuevo himno millennial. La gente ya la cantaba y bailoteaba como si fuera un clásico del grupo, y eso solo puede ser buena señal. Jordi Bardají.

Young Fathers tocaron en la carpa que, como ya dijimos en la crónica del jueves, no es que sea el escenario idóneo debido a la suciedad del sonido. Sin embargo, todo eso pareció dar igual en el concierto de los escoceses, que iluminaron la jornada más floja del festival con su singularísimo estilo. Con una batería, un sintetizador y a tres voces, crearon los momentos más mágicos del sábado, dedicando gran parte del tiempo a la presentación de su último trabajo ‘Cocoa Sugar’. Las limitaciones del sonido no fueron ni de lejos un problema tan serio como en Gaz Coombes, ya que el tipo de música y de ambiente son muy diferentes. El público estaba entregado, y ellos también contagiaban energía con sus misteriosos temas y su aura oscura. Como anécdota, Noel Gallagher vio parte de su concierto desde el lateral del escenario. Fernando García.

Bejo dio un conciertazo, así de simple. Arrancó su espectáculo con una mini sesión de baile en la que su DJ caldeó el ambiente poniendo hip-hop y reggaetón, y después salió el canario, cesta con magdalenas y caramelos en brazo, dipuestísimo desde el principio hasta el final a hacérselo pasar bien al público. Sin duda lo logró. Su set estuvo lleno de canciones divertidas y de bases ricas, como ‘El puto amo de casa’, y sobre todo el rapero tiene una presencia en el escenario totalmente magnética, ya sea debido a su grave voz o a su total falta de desinhibición. En ‘Onomeatropella’ salió con los zancos y pantalones azules con los que aparece en su videoclip, demostrando que no tiene ningún miedo a hacer el ridículo. Hubo un segundo mini DJ set en el que los ritmos se aceleraron hasta la locura. Y Bejo siguió repartiendo comida, escupiendo raps formidables y animando al público con todo el ímpetu que tenía en ese momento. Se lo curró, se ganó el pan, y el público lo agradeció bailando y coreando sin parar. Jordi Bardají

Jungle crearon una magia muy especial en su actuación. El grupo se ha convertido prácticamente en una institución del nuevo disco y soul gracias al enorme carácter de su sonido y su presencia escénica -hasta siete personas encima del escenario- es innegable. Pero la elegancia de su música se antepuso ante todo y canciones nuevas como House in LA fueron tan celebradas como los clásicos, con ‘Busy Earnin’ y ‘Time’ a la cabeza (y cerrando concierto). Quizás la mayor sorpresa del set de Jungle, sin embargo, es que el grupo fuera capaz de trasladar a su directo el elemento exquisito de su cuidadísimo sonido. Sin duda uno de los grandes conciertos del BBK. Jordi Bardají.

Noel Gallagher y su banda (High Flying Birds) presentaban su último –y el más flojo, a mi parecer– álbum ‘Who Built The Moon?’. Curiosamente, apenas tocaron tres canciones del mismo: ‘Holy Mountain’, ‘It’s a Beautiful World’ y ‘She Taught Me How to Fly’. Y se olvidaba casi al completo de ‘Chasing Yesterday’ –con la única excepción de ‘In the Heat of the Moment’, uno de los temas que más brillaron–. Y es que casi la mitad del set está dedicado a temas de Oasis, unos ‘Wonderwall’ o ‘Don’t Look Back in Anger’ en los que casi se oía más al público que al propio Noel. Con ellos rompía la monotonía de un concierto que, pese a su sonido impecable, fue irregular. Y como es habitual en esta nueva gira, cerraron con una versión del ‘All You Need Is Love’ de The Beatles: es sin duda una buena adaptación, pero como cierre queda algo extraño. Fernando García.

No se me ocurre mejor crónica que una que es honesta, y la verdad es que el concierto de Gorillaz -la gran baza del sábado- me decepcionó. Esto se debe a un repertorio nutrido de temas de sus dos últimos discos, ‘Humanz’ y ‘The Now Now’, que no contienen los singles más memorables de su carrera –‘Andromeda’ es una notable excepción, ya que se ha confirmado como un nuevo clásico del grupo: se la sabía todo el mundo– y también a cierta falta de dinamismo en el setlist. Se hizo bola. La carismática presencia de Damon Albarn, los divertidos visuales que mostraban a los personajes virtuales de Gorillaz y hasta seis coristas en el escenario no lograron levantar mucho la cosa pese al buen recibimiento popular de temas como ‘On Melancholy Hill’ y ‘Feel Good Inc’ y solo cuando apareció en el escenario Benjamin Clementine –que había actuado en el festival unas horas antes– para interpretar ‘Hallelujah Money’ con todo el drama que lleva dentro, se puede decir –o al menos yo puedo decir– que el concierto de Gorillaz me consiguió sorprender. Evidentemente el final con ‘Clint Eastwood’ causó verdadero furor, pero llegó un poco tarde. Jordi Bardají.

Fotos de Gorillaz y Benjamin Clementine, obra de Tom Hagen; foto de Young Fathers, de Jordi Vidal. Ambas cedidas por Bilbao BBK Live.

Nine Inch Nails arrasan con todo y también triunfan en el último día de Mad Cool Depeche Mode, Richie Hawtin y Dua Lipa

7

La última noche de Mad Cool (y de todo el festival, me atrevería a decir) estuvo dominada por unas bestias llamadas Nine Inch Nails. Trent Reznor, Atticus Ross y compañía comenzaron haciendo vibrar a decenas de miles de personas con el mismo patrón de ‘The Fragile’, encandenando ‘Somewhat Damaged’ y ‘The Day the World Went Away’ -como si fuese un guiño al apocalíptico ‘Bad Witch’ que presentaban-, y no dieron tregua hasta el final, desfilando en el repertorio clásicos de la banda como ‘March of the Piggs’, ‘Piggy’, ‘The Hand That Feeds’, ‘Ahead of Ourselves’, ‘Head like a hole’ y, claro, ‘Closer’. Esta última fue una experiencia casi orgásmica (y sobra el “casi”), con Reznor contoneándose mientras lanzaba las maravillosas guarradas existenciales de la letra, el público coreándolas, las pantallas aportando su punto en el ritmo y, por supuesto, el rock industrial con grandes dosis de electrónica de los autores de ‘The Downward Spiral’ inundándolo todo. Fotos: Andrés Iglesias.

Ensordecedores si les apetecía, íntimos si les apetecía, marcándose una versión DE BOWIE (‘I’m Afraid of the Americans’) si les apetecía, Nine Inch Nails demostraron por qué llevan casi treinta años en esto, hasta el punto de que ya solo por su espectáculo merecía la pena todo el festival. Decíamos antes que eran unas bestias y, como los mejores monstruos, Trent fue capaz de mostrarse tan perturbador como vulnerable, como se pudo comprobar con el magnífico final con ‘Hurt’, que llegó a dejar en silencio hasta a la persona más ebria, poniendo la piel de gallina a los mismos a los que antes habían llenado de furia, de alegría y de lujuria – podría decirse que son unos maestros provocando emociones, emociones lo más viscerales posibles. Espectacular.

Como dato menos intenso, comentar que los dos miembros de Jenesaispop presentes en el festival coincidimos en confirmar, tras el concierto, que ansiamos una reunión entre Lady Gaga y Reznor para producir el gran disco de rock y electrónica que (esto totalmente en serio, ahí están sus aproximaciones con ‘Government Hooker’ y ‘Electric Chapel’, o su colaboración con Metallica) la neoyorquina es capaz de hacer. Pablo N. Tocino.

Junto a Dua Lipa, la líder de Wolf Alice Ellie Rowsell fue la única mujer en tener su concierto en uno de los escenarios principales del Mad Cool; a pesar de tener un porcentaje mayor que otros festivales, se sigue notando la falta de chicas, sobre todo entre los cabezas de cartel. Cada vez que escribimos algo de esto sale alguien diciendo que no es cuestión de género, que lo que debe primar es la calidad en los directos, como dando a entender “si no hay tantas chicas cabeza de cartel, es porque no hay tantas chicas lo suficientemente buenas”. Luego ves un concierto como el de Wolf Alice o como el de LP (éste ya en el escenario Koko) y el rolling eyes es inevitable… sobre todo porque hay muchísimas “Wolf Alices” y muchísimas “LPs” por ahí. La banda londinense presentó el estupendo ‘Visions of a Life’ (no faltaron ‘Don’t delete the kisses’ o ‘Beautifully Unconventional’) con alguna del anterior ‘My Love Is Cool’ como ‘Your Loves Whore’ o por supuesto ‘Moaning Lisa Smile’, llevándonos de viaje por su ida y venida entre grunge y pop electrónico. Por su parte, Laura Pergolizzi deleitó a los presentes con un repaso a su discografía, deteniéndose especialmente en su último trabajo, ‘Lost on You’, al que pertenece su mayor éxito: la canción homónima, que sirvió de cierre. Antes, LP había animado al público a disfrutar del concierto, del día y hasta del verano, y se los había metido en el bolsillo con su simpatía (llegó a decir que eran “el público más sexy jamás visto”) y su entrega en las canciones. Pablo N. Tocino.

Guapísimo y encantador, Jack Johnson (parece la versión sexy de Adam Sandler) ofreció uno de los conciertos más agradables de la tarde, haciendo alarde de un folk amable y apto para todos los públicos para escuchar con una sonrisa de oreja a oreja, y a ‘Mudfootball’ me remito. El concierto se cerró con la dulcísima pero no empalagosa ‘Better Together’ y el público entonando la letra en modo susurro creó un efecto muy bonito. Sebas E. Alonso.

No decepcionaban inmediatamente antes de Nine Inch Nails los otros cabezas de cartel, Queens of the Stone Age y Depeche Mode. Los primeros salieron agradeciendo tocar al atardecer (la verdad es que es el mejor horario) poco después del inicio de su tradicional concierto stoner de sonido apabullante, guitarras desafiantes y baterías sentenciando frases y canciones enteras. Además, pegaba con una de las canciones que sonaban hacia el inicio del set, ‘My God Is The Sun’. No hacía falta que Homme animara a bailar porque los pies se iban solos con canciones como la rockera ‘The Way You Used to Do’. Pero si por algo gustó el set del grupo no fue solo por su profesionalidad, agresividad buen hacer, sino por la variedad que son capaces de introducir, gracias a la electrónica ide algunos temas o a ‘Make It Wit Chu’, que sonó completamente sensual, enriquecida con la participación popular. Un fan les entregó un cartel que leía «sois mi vida», no hace falta decir nada más. Josh Homme también fue noticia, como Franz Ferdinand el día anterior, por pedir al equipo de seguridad que dejara pasar a sus fans a la desierta zona VIP («let’em in!!!!» repitió hasta la extenuación, saliéndose con la suya). Sebas E. Alonso.

Tan solo un poco de cuerpo faltó al sonido de Depeche Mode para que pudiéramos afirmar que dieron un concierto sobresaliente. Por lo demás, un excelente repertorio con los guiños justos a su último disco ‘Spirit’, por el que se pasearon -agárrense- ‘It’s No Good’, ‘Precious’, ‘World In My Eyes’, ‘In Your Room’ con vídeo alternativo proyectado, ‘Stripped’, ‘Personal Jesus’, ‘Never Let Me Down’, o, ya en los bises, ‘Walking On My Shoes’ o ‘Enjoy the Silence’. Cuando el grupo salió con ‘Going Backwards’ proyectando una obra de vanguardia en lugar de al propio grupo, parecía que se les iba a ir la mano con el punto arty, pero al final quedó como una intro elegante y curiosa para poner al público en situación, cosa que consiguieron con los mencionados hits, si bien añadiría un par de peros: si la gente no se sabe la letra de ‘Everything Counts’ (si la gente no ha escuchado ni ‘101’ ni siquiera el ‘Greatest Hits 1986-1998’) tenemos un problema, y quizá ‘Just Can’t Enough’ como cierre no era lo más fino que podían atinar, sonando demasiado nostálgica y un poco kitsch en ese momento de la noche. Desgraciadamente no tocaron ‘Home’, pero al menos nos libramos de ‘Where’s the Revolution’. También hay que romper una lanza a favor del maquillaje de Dave Gahan, dramático, sin disimular su edad ni tonterías, y los bonitos coros de Martin L Gore, que sí interpretó en solitario la teatral ‘Somebody’. Sebas E. Alonso.

Como representante del rap español, la organización elegió un peso pesado como Kase.O, y no se equivocaron: la experiencia y talento al respecto de Javier Ibarra está sobradamente demostrada, y en el concierto la edad media de los asistentes era bastante inferior a la de, por ejemplo, Queens Of The Stone Age, que tocaban en otro escenario a la vez. Sonaron, entre otras, ‘Billete de ida hacia la tristeza’, ‘Repartiendo Arte’ de su último trabajo ‘El Círculo’ o la colaboración con Najwa ‘Mitad y mitad’. En un momento destacado, Ibarra pidió a los presentes que, a la de tres, se concentrasen para mandar su energía positiva a los pueblos de Palestina y Afganistán. Pablo N. Tocino.

Menos conseguido que el de Kase.O fue el concierto de Rag’n’Bone Man, sobre todo por una acústica que no le acompañó, aunque tiene mérito que, con el sol todavía abrasando, tantísima gente se quedase a escucharle cantando soul. En cualquier caso, Rory Graham se entregó a su público, presentando canciones de su álbum de debut ‘Human’ como ‘Life in her Yet’ y, claro, el tema homónimo, que se ha convertido en un megahit. Más tarde, en el escenario Radio Station, pudimos ver a Frankie Cosmos: Greta Kline y su banda presentaban su tercer álbum de estudio, ‘Vessel’, dando un concierto que sería como si metemos en una batidora a Regina Spektor con toques psicodélicos, Leftover Cuties y un poquito de Belle & Sebastian. Y sí, esta mezcla acabó siendo algo bastante interesante de ver en directo. Pablo N. Tocino.

Tuvieron la mala suerte de coincidir con el pedazo de show que estaban dando Nine Inch Nails Friendly Fires y Future Islands, pero allí había público para casi todo el mundo y ambas formaciones llenaron sus respectivos escenarios, especialmente los segundos, en un escenario Koko en el que no cabía ni un alfiler. Samuel T. Herring no dejó al público sin sus bailes ni sin su característico sonido de épica ochentera, despidiéndose entre saltos con la electrónica ‘Spirit’. También alguien debería convertir en estrella invitándolo a su late-show multimillonario al líder de Friendly Fires, Ed Macfarlane, una de las personas más cool del planeta merced a sus característicos bailes friquis, imposibles. Pasan los años pero Ed sigue sin perder la energía por su propuesta llena de ritmos bailables, balearic, tropicales y synth-poperos. Un set en el que no faltaron canciones como ‘Kiss of Life’ y que en este caso sí que se vio perjudicado por la coincidencia sonora con Future Islands. En este caso la solapación de sonido sí fue bastante molesta. Sebas E. Alonso.

Durante el concierto de Dua Lipa pensé cómo se las apañaría para los múltiples “fuck” de su último single dada la cantidad de niñas pequeñas que, acompañadas por sus madres, asistían a su concierto. Su decisión implicó alejarse de la imagen de popstar para todos los públicos a lo Katy Perry: justo antes de interpretar ‘IDGAF’, unas pantallas nos advertían de que a continuación se mostraría lenguaje explícito, que tuviésemos cuidado… y que “this is for all those fuckboys who have done you wrong” – tras lo cual aparecieron Dua y sus bailarinas haciendo un corte de mangas. Una buena idea que, junto a otras, favoreció el show de la inglesa, que no acusaba así tanto la falta de hits (no es lo mismo unos minutos en la Champions que una hora donde acaban entrando temas de relleno de tu único álbum). Así las cosas, destacaron también el número para ‘Be The One’, con acercamiento al público, para la balada ‘No Goodbyes’ (de especial mérito esto), para el inicio con la pegadiza ‘Blow Your Mind’, para ‘One Kiss’, con Lipa y sus bailarinas poniendo a prueba sus espaldas en la característica coreo (en esta canción vimos bailar también a varias de las madres que iban acompañando a sus hijas) y, por supuesto, para ‘New Rules’. El megahit funcionó de maravilla como cierre, y la dosis de pop mainstream y juvenil de la inglesa le vino estupendamente al festival. Pablo N. Tocino.

Mientras Dua Lipa ofrecía ese ultra orgánico (!) y excelente concierto con banda, similar al del FIB el año pasado, ahora con ‘New Rules’ y ‘IDGAF’ convertidas en macrohits, en una llenísima carpa The Loop Richie Hawtin mostraba que el público que asiste a Mad Cool, el que ha pagado casi 200 euros por ver a Pearl Jam o Jack White, también está interesado en la electrónica. Después de tantísimo rock y tantísima guitarra sobre el escenario como si no hubiera ningún instrumento más, era una gozada asistir a una nueva presentación de su espectáculo Close, con el que explora la relación entre la creatividad humana y la tecnología. Como muestra de ella, tras él se proyectaban en aparente directo imágenes de su mesa de operaciones, pero en efectos negros y rojos que recordaban a la robotización de unos Kraftwerk. El público se entregó a su finísimo techno minimalista, con contados momentos para el desboque, siempre sin perder el norte, y con algún guiño a otros estilos como el acid. Como único pero, ciertas idas y venidas de unos altavoces que parecían encenderse y apagarse sin que pareciera un efecto buscado. De hecho, hubo alguna tímida pitada al respecto. Por lo demás, excelente elección para contrarrestar un cartel en el que el día anterior, tras la cancelación de Massive Attack, te encontrabas actuando a La M.O.D.A. Sí, a las 3 de la madrugada. Sebas E. Alonso.

Cerraron la noche Underworld, en un considerable gran fin de fiesta en el que, como siempre, Karl Hyde ejerció de peculiar gogó. El grupo cerraba con la histórica ‘Born Slippy’ popularizada en ‘Trainspotting’ y pocos finales de festivales mejores se me pueden ocurrir. Además de animar al público con sus proyecciones y el desfile de coreografías personales de Hyde, que son puro amor, Underworld fueron indicando a través de las pantallas qué canción estaban tocando en todo momento. Una manera de reivindicar la canción en una sesión de electrónica, y de subrayar el valor de pistas como ‘Two Months Off’, ‘Low Burn’ o su single con Iggy Pop. Una pena que no hayan incorporado a su repertorio para siempre ‘Always Loved a Film’. Parece ser que solo me gusta a mí. Sebas E. Alonso.

Queens of the Stone Age obligaron a abrir la zona VIP al resto del público en Mad Cool

13

Pudimos verlo anoche en directo (en el festival, y también en La 2 de RTVE), y hoy está ocupando portadas de medios internacionales como NME: Queens of the Stone Age obligaron al equipo de seguridad que trabajaba en el foso de su escenario a abrir la zona VIP a todo el resto de público durante su actuación en la última jornada de Mad Cool, como había sucedido el día anterior con Franz Ferdinand. Cuando, a la mitad de su set, interpretaban el célebre ‘No One Knows’, Josh Homme interrumpió la canción y habló en tono desafiante, digno de un diálogo de western: “Seguridad, será mejor que dejéis entrar a esa gente. No voy a tocar hasta que les dejéis entrar… Dejadles entrar porque esta noche trabajáis para mí”.

Acto seguido, Homme invitó al púbico a entonar “Let them in! Let them in!”, y mientras el equipo de seguridad cedía a su petición y abría la zona acotada a las primeras filas, el artista sentenciaba “esto es un concierto de Queens of the Stone Age y podéis hacer lo que queráis”, asegurando que si no quitaban las vallas bajaría él mismo a hacerlo. El rifirrafe de Homme con los “seguratas” no quedó ahí, puesto que más tarde, imaginamos que debido a algún tipo de contención que aquellos hicieran sobre el público, insistió: “Seguridad, portaos bien con esos chicos. Echaré a toda la seguridad y toda la zona será salvaje. Sed amables u os largáis”. El set de QOTSA estuvo dedicado a presentar su notable álbum del pasado año, ‘Villains’, y dedicaron un par de canciones a Depeche Mode y Nine Inch Nails (‘Make It With Chu’ y ‘A Song For The Dead’, respectivamente), compañeros de cartel en la noche de ayer en Mad Cool. Otro artista que también se pronunció en contra de la zona VIP en primera fila de Mad Cool fue Alex Kapranos de Franz Ferdinand. Hoy, cuestionado por un tuitero por el asunto, respondía «me encantó Mad Cool, pero de verdad odio las zonas VIP o «golden circle» en la zona frente al escenario. El tipo de «gente» que se considera a sí misma «muy importante» tiende a preocuparse más por los selfies que por enloquecer con un grupo. No digo que no haya sitio para ellos. Lo hay. Está al fondo».

La última jornada del festival madrileño concluyó con un último incidente que hoy destaca El País: un autobús de la EMT dedicado al transporte de público desde el recinto de Valdebebas hasta el centro de la capital tuvo un accidente, quedando colgado de un puente, habiendo de ser rescatado con una grúa. Afortunadamente, el bus iba vacío en ese momento y el conductor sólo resultó herido leve.

“Nostalgia ninguna”: el batería de Dover habla de lo mal que acabó el grupo entre sí

8

Hace un par de días la veterana revista Ruta 66 dedicaba un espacio a entrevistar a Jesús Antúnez, el que fuera batería del grupo Dover durante toda su existencia, desde su nacimiento en 1992 hasta su disolución medio de tapadillo en 2015. Lo hace para hablar de su nuevo proyecto, un dúo formado junto al guitarrista y cantante Edu de la Mata llamado Diavlo y que, por formación y sonido, recuerda a grupos como Royal Blood. También citan como evidente influencia a Queens of the Stone Age, Band of Skulls o Eagles of Death Metal, y lo demuestran en canciones de buen stoner rock como ‘Diablo’ –en cuyo vídeo han colaborado Sexy Zebras– o ‘Paraíso’,

En dicha entrevista, además de anunciar su intención de publicar un EP en octubre, Alejandro Zambudio cuestiona inevitablemente a Antúnez sobre el fin de Dover: “Los últimos años con Dover fueron muy complicados y desagradables en muchos aspectos. Nostalgia ninguna. La relación es inexistente desde septiembre de 2015. Diavlo es otro mundo totalmente distinto: nos divertimos mucho creando canciones y además no sentimos ningún tipo de presión o de cortapisa a la hora de crear”.

Tras la separación de Dover, que en realidad nunca llegaron a comunicar de manera oficial, Amparo Llanos y Samuel Titos formaron el grupo New Day, que ha tenido una repercusión discreta, mientras que nada se sabe de Cristina Llanos. Recomendamos leer la «necrológica» del grupo que nuestra colaboradora Elena Rosillo dedicó al grupo cuando se constató la disolución de los autores de ‘Devil Came To Me’.

Gracias a aMENzing por su llamada de atención sobre esta noticia en Twitter.

Pedro Sánchez celebra el mensaje de Pearl Jam, Tosar y Bardem contra las agresiones sexuales

7

Como os contamos en nuestra crónica sobre la primera jornada de Mad Cool 2018, los triunfadores de la noche, Pearl Jam, interrumpieron su actuación un momento para que en las pantallas se emitiera un vídeo en el que los actores Luis Tosar y Javier Bardem (sus “amigos”, dijo Eddie Vedder) pedían respeto a la libertad de las mujeres: “aunque hayáis estado toda la noche bailando juntos, aunque os hayáis ido juntos a casa, si te dice que no, es no. Si no te dice que sí, es que no”, decían en el vídeo.

Esta mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, celebraba en Twitter esta iniciativa del grupo norteamericano y los actores, dedicada a concienciar contra las agresiones sexuales a mujeres en festivales y otras fiestas populares (estos días sigue celebrándose San Fermín, donde el pasado año tuvo lugar el conocido caso de “La Manada”). “»Si te dice no, es NO. Si no te dice sí, es que NO». Bravo por @PearlJam, Bardem y Tosar en el #MadCool2018. Unidos por el #respeto a las mujeres. #NOesNO», dice el tuit de Sánchez, enlazando una noticia de El País sobre esta iniciativa.

Como ya hemos contado, Pedro Sánchez ha demostrado ser muy aficionado a la música de corte alternativo, siendo el único presidente del Gobierno (que sepamos) que ha acudido en calidad de fan a un festival tan popular como el FIB de Benicássim. Imaginamos que su agenda le impedirá repetir, al menos mientras siga al frente del Gobierno.

La canción del día: ‘Summer Games’ vuelve a mostrar lo bien que se le da a Drake el pop

9

Superada la humareda del llamado «Drakegate», con un aluvión de críticas por parte de muchos usuarios ante el aluvión publicitario de Drake en Spotify, lo que quedará de ‘Scorpion’ serán sus récords de ventas/streaming y un buen puñado de canciones que destacan entre sus 25, a todas luces repletas de relleno innecesario, como desmenuzaba mi compañero Jordi Bardají en su crítica. Una de las que brillan claramente es ‘Summer Games’, el corte 2 del segundo disco de ‘Scorpion’, el más próximo a sonidos R&B y neosoul de cadencia lenta. Pero, en su caso, supone una nueva muestra del gran manejo de Drake, muy superior al de otros raperos, de los códigos del pop. No, su éxito no es casual ni es fruto, únicamente, de más o menos ingeniosas maniobras de márketing.

Y es que ‘Passionfruit’, ‘One Dance’, ‘Hold On, We’re Going Home’ o ‘Take Care’, con sus accesorios caribeños, soul o R&B, no son otra cosa que canciones pop tan certeras como este ‘Summer Games’ que, quizá, no llegue a triunfar al nivel de aquellas por carecer de un gancho muy claro, de esos que se clavan sin remisión. Pero sí es una gran canción pop que, además, tiene el morbo añadido de evocar un amor de verano que, en este caso, fue incluso más breve que la propia estación (“Dijiste “te quiero” demasiado rápido, el verano acaba de empezar y nosotros ya casi hemos terminado”).

Hay quien dice que la mujer señalada (veladamente, eso sí: “Me mantuve decente, incluso (guardé) los secretos”) es Rihanna, dado que su amistad no terminó de muy buena manera. Sin embargo, los primeros versos, tras hablar de cómo ella quería esconder su relación de sus amigos (“I follow one of your friends, you unfollowed me”), apuntan a una mujer con un estatus y un origen distinto al suyo (“dijiste que querías una vida sencilla y ese no soy yo”). ¿Serán ciertos los rumores que apuntan a una relación con la británica Jorja Smith, suponemos que coincidiendo con su colaboración en ‘More Time’? En cualquier caso, es lo de menos en esta sinuosa producción de su amigo fiel Noah “40” Shebib y No. I.D. (Jay Z, Kanye West) que arranca con unos sintetizadores propios del tecnopop ochentero, a los que van sumándose unas seductoras percusiones tribales que explotan en el punto culminante, ese orgiástico puente que juega a entrecortar los “breaking my heart” y “tearing me apart” para reconducir al estribillo.

Florence + The Machine dará conciertos en Madrid y Barcelona en 2019

2

Florence + The Machine volverá a presentar ‘High as Hope’, su notable nuevo álbum, en nuestro país. El anuncio oficial de estos conciertos se realizará este próximo lunes, 16 de julio, pero anoche, como informan los compañeros de Crazy Minds, fue anticipado en las pantallas de uno de los escenarios de Mad Cool 2018.

Las fechas serán el 20 y el 21 de marzo, y sus respectivos recintos son el Palau Sant Jordi de Barcelona (donde ya actuó en 2016, en la gira de ‘How Big How Blue How Beautiful’) y el WiZink Center de Madrid (en su anterior gira el recinto fue el Palacio Vistalegre, en cambio). El lunes facilitaremos toda la información relativa a la venta de entradas para ambos conciertos. Las entradas para los días 20 y 21 de marzo de 2019 salen a la venta el miércoles 18 de julio a las 10 de la mañana. Este es el desglose de opciones de entrada para ambos días, disponible en la web de Live Nation:

Barcelona, 20 de marzo de 2019:

– PL1 Golden Ring 80€ + 1€ donativo + 9.5€ gastos
– PL2 Grada 60€ + 1€ donativo + 7.5€ gastos
– PL3 Pista 60€ + 1€ donativo + 7.5€ gastos
– PL4 Grada 50€ + 1€ donativo + 6€ gastos

Madrid, 21 de marzo de 2019.

– PL1 Golden Ring 80€ + 1€ donativo + 9.5€ gastos
– PL2 Grada 60€ + 1€ donativo + 7.5€ gastos
– PL3 Pista 60€ + 1€ donativo + 7.5€ gastos
– PL4 Grada 50€ + 1€ donativo + 6€ gastos
– PL5 Grada 40€ + 1€ donativo + 5€ gastos

https://www.livenation.es/artist/florence-the-machine-tickets

Este anuncio llegaba apenas un día después de que la británica Florence Welch y su grupo deslumbraran con su actuación en Bilbao BBK Live, donde mi compañero Jordi Bardají destacaba el ímpetu de la artista y su capacidad para ganarse la adoración del público.

Kygo decepciona y cede el título de «Reina de la noche» a Li Saumet de Bomba Estéreo en Cruïlla

3


Fotos de Bomba Estéreo y Kygo tomadas del perfil en Facebook de Festival Cruïlla, sin acreditar.

Segunda jornada de Festival Cruïlla en el Parc del Fòrum de Barcelona, tras el suculento aperitivo inaugural del jueves con Jack White y Bunbury. Un viernes en el que Camille embelesó, Pharrell se lució al frente de N.E.R.D y Tom Morello se apropió del todo de Prophets of Rage.

Camille ofreció un espectacular despliegue escénico en azul marítimo para abrir la jornada del viernes. Su show estuvo basado en el color, el baile y la interacción de la cantante y su banda: un trío de coristas-bailarinas, un teclista y dos percusionistas. Era impresionante el arsenal de timbales y el gong que presidían el set. Y el concierto fue una pequeña maravilla plagada de momentazos. Un show exquisito, vibrante. Camille empezó con su tema más conocido, ‘Fontaine de lait’ y una de las pocas concesiones a la calma, porque enseguida viraron a su faceta más enérgica, entre lo tribal y lo mediterráneo. La franc actuó como si de la gran hechicera se tratara, divertida y colérica a la vez, mientras el resto de la banda cantaba, tocaba y bailaba. Sobre todo bailaba, sencillas pero poderosas coreografías. Podía combinar una sentida introducción góspel con el arrebato de furia en ‘Twix’ o hacer alarde de una sexualidad sin cortapisas en su versión mambo-rock de Dead Kennedys, ‘Too Drunk to Fuck’. El momento más divertido sin duda fue cuando pidió subir a dos personas del público para acompañarles en los bailes. Las dos elegidas mostraron tal desparpajo que casi parecían formar parte del elenco. Excesiva, a ratos extenuante… pero fue una gran manera de empezar el viernes.

Los N.E.R.D saltaron en formato deportivo, aunque Chad Hugo se quedó atrás, a los mandos instrumentales, embozado como el resto de los músicos. Les acompañaba un cuerpo de baile mixto (tres chicos y tres chicas) muy atlético. Como atlético se mostró Pharrell. Que sea mayor que yo y pareciera mi hijo daba un poco de rabia, especialmente cuando se arrancaba a bailar (que fue prácticamente todo el rato). Eso sí, lucía una funda de oro recubriendo sus dientes horrorosa. A su lado, Hay Haley asumía un rol secundario, a pesar de que la mitad de las rimas corrían de su parte. Los graves cortaban la respiración, al menos en las primeras filas. Se llevaron al público al bolsillo gracias un show muy dinámico, basado principalmente en las coreografías y todo el movimiento que ofrecieron en el escenario. Williams se lucía y hasta parecía posar cada vez que veía a alguien de las primeras filas sacando el móvil. Pero también ofreció pinceladas de emotividad (Pharrell alegrándose de ver “a tanta gente de todas las edades”) y cierto compromiso social (la letra de ‘Deep Down Body Thurst’), acompañado con animación ad hoc (“¡agachaos!” o “¡arriba!”). Pharrell incluso nos obligó a hacer un corro y nos animó a empujarnos (“si quieres fiesta, empuja a alguien!”) en ‘Spaz’. ‘1000’ la adornaron con imágenes de los disturbios de Woodstock del 1999 (¿dando ideas?), pero resultó de lo más efectivo para jalear al público. Quizás el momento más coreado (y también el más discutible) llegó cuando Pharrell entonó un popurrí de sus colaboraciones más famosas, ‘Blurred Lines’ y ‘Get Lucky’, que duró poco. Y la verbena hip-hopera ya se llevó al desbarre cuando atacaron el riff de ‘Seven Nation Army’. Quizás pecaron de superficiales, pero resultaron muy entretenidos.

De vuelta al escenario secundario para ver a Gilberto Gil y amigos, celebrando el 40 aniversario de su álbum ‘Refavela’, que Gil compuso y grabó en Nigeria. Me encuentro sólo a los amigos (y familia: entre la banda está su hijo Bem), pero no a Gilberto Gil. Justo cuando llego cantaban un tema que parece incluir un fragmento del ‘Doo Wop’ de Lauryn Hill. Todos los que están en el escenario eran bastantes jóvenes. Incluso hay una niña de unos 8 años haciendo los coros. Tocan muy bien, y entonan un reportorio muy dulce, confeccionado a base de reggae, bossa, tropicalia… pero me entra la zozobra porque ni rastro de Gilberto. ¿Me habré equivocado de escenario? ¿Le habrá sucedido algo a Gilberto? Finalmente, a la media hora, emerge el maestro, todo vestido de blanco. El suyo es, simplemente, un gesto para que disfrutemos de sus jóvenes acompañantes, sin ensombrecerles. Pero esta pequeña anécdota me hace pensar en lo mitómano que podemos llegar a ser, en la necesidad que tenemos de ver al ídolo, cómo nuestra percepción de la música cambia para mal cuando no está en escena, por buena que sea la banda.

Reflexiones aparte, el suyo es un concierto hermoso, hermandad de sonoridades africanas y brasileñas. Gilberto nos explica la génesis de ‘Refavela’, se muestra en una forma espléndida, se mostró ágil y su voz brilla clara. El momento más bonito es la interpretación de ‘Aquí e agora’. La delicada interpretación, con el atardecer y la brisa de mar corriendo, lo convirtieron en algo casi mágico: “O melhor lugar do mundo é aquí”. El maestro se retira también a hacer coros para dejar lucirse a su teclista y vocalista, Ana Lomelino y a su corista caboverdiana Mayra Andrade, que interpreta un tema de su país mientras él se limita a las percusiones. Incluso recuerda a Bob Marley homenajeando el ‘Three Little Birds’. Humanismo y belleza.

Prophets of Rage abren con sonidos de alarmas. Puños en alto. Camisetas del Barça. Tom Morello nos enseña la parte posterior de su guitarra, donde está escrito “Catalunya Lliure”. Nos pasan por encima sin miramientos con su apisonadora de izquierdas y la gente empieza ya animada a iniciar pogos, lo que me invita a la prudente retirada de las primeras filas. Aunque el supergrupo esté formado también por Chuck D de Public Enemy y B-Real de Cypress Hill, el peso de Rage Against the Machine (Morello, Commerford y Wilk) es demasiado grande. Especialmente las guitarras de Morello, cuya portentosa y reconocible personalidad a la guitarra hace que todo el set list acabe en su terreno. El problema del show, pues, es precisamente cierto exceso de homogeneidad, no en vano ‘Testify’ cae a la segunda. Lo suyo es, ciertamente, una animalada de potencia (esos guitarrazos y esas baterías), pero apenas logro entrar en el concierto, quizás porque nunca fui muy fan de RATM. Pero atacan ‘Fight the Power’ y retorno, pero la versión pierde la riqueza sampleadelica de la original. También cae ‘Insane in the Brain’, coreadísima y muy respetuosa. Pena que la corten… aunque sea con ‘Bring the Noise’. El medley queda un poco raro y echo de menos escuchar los temas en su totalidad. Aun así, el momento hiphopero, con Chuck D y B-Real reinando, es el que más me gusta, aunque poco tarda Morello envolver a hacerse dueño de todo. El calor va haciendo desaparecer las camisetas del Barça, el regreso a la dinámica RATM me despista un poco, hasta que B-Real se arranca con su ‘Yo quiero fumar’. Incluso tocan ‘Jump Around’ de House of Pain. Pero claro, la fiesta mayor viene con los misilazos de RATM; ‘Bulls on Parade’ y el cierre con ‘Killing in the Name’, premio al tema más cantado, bailado y saltado de la jornada, aunque se eche de menos la voz de Zach de la Rocha. Prophets of Rage todos unos músicos portentosos, especialmente Morello, que hace literalmente lo que quiere con la guitarra, y se agradece su discurso social (Chuck D tuvo un recuerdo para Valtonyc), pero quizás van demasiado a tiro pegado.

Tras la ira de Prophets of Rage, todos tenemos la misma idea: ir al césped a escuchar a Damian Marley. El hijo de Bob empieza con quince minutos de retraso, pero el público parece tomárselo con calma. La explanada frente al escenario Cruïlla enamora está a rebosar, y Marley abre con dance-hall bastante duro, suavizado por las voces femeninas que le acompañan y la base rítmica erigiéndose en ama y señora. También hay un tipo cuyo único cometido es agitar la bandera rastafari durante absolutamente todo el concierto. A medida que avanza, por eso, va suavizando su discurso, hasta acabar con temas señeros de si padre: un ‘Is this Love’ muy respetuoso y un acelerado ‘Could You Be Loved’. Incluso hay un exceso de azúcar cuando aparece su hijo, un chavalín de apenas seis años, a cantar un fragmento de ‘I Just Called to Say I Love You’.

Kygo es el cabeza de cartel, pero me resulta una gran decepción. Bien es cierto que su EDM melosa no es santo de mi devoción, pero esperaba algo más trabajado. Vocalistas, músicos para vestir sus temas… Sin embargo, el DJ sueco está arriba del todo de una plataforma con su laptop, lleva las voces pregrabadas, se dedica a mover la boca y a confiar el poderío del show en los audiovisuales (muy buenos, la verdad), los juegos de luces, el humo, el confeti y el brilli brilli. Pero aquello no logra atraparme para nada.

El título de los reyes de la madrugada se lo merecen, sin duda, Bomba Estéreo. El suyo es el chute de energía necesario para esas horas de la madrugada (empiezan nada menos que a las 3.30h), un show de color y calor, con una Li Saumet enorme, ejerciendo de suma sacerdotisa, en amarillo chillón,mezcla de Frida Kalho y santera. Y unos audiovisuales de corales submarinos y tonos psicodélicos, muy a tono con la esencia de la banda. ¡Y qué bien entra su cumbia-trap a esas horas! La suya es una máquina de salsa, cumbia, mambo y dance hall, pensada para el goce de pies y mente. Todo huele a clásico; ‘Qué bonito’, ‘Soy yo’, que Li nos introduce como un tema sobre aceptarse a una misma… Rebajan los bpm en ‘Somos dos’, tan espumosa, fresca y veraniega, estupendísima. Se tornan más oscuros en ‘Duele’, que suena a hit absoluto, y recuperan la alegría ‘To My Love’. El público no deja de bailar y todos se saben sus canciones. Broche de oro.