Inicio Blog Página 1152

Max Martin ha participado en ‘Lust for Life’ y otras curiosidades de la entrevista de Lana Del Rey por Courtney Love

8

lanaEste mes, Lana Del Rey es portada de DAZED con una entrevista realizada por Courtney Love en la que ambas, que son colegas y han girado juntas, charlan sobre su admiración mutua o comparten experiencias pasadas. Para ser ellas, la entrevista no es muy jugosa, pero Lana revela en ella algunos detalles de su nuevo disco, ‘Lust for Life’ que vale la pena destacar, además de otras curiosidades.

Max Martin ha participado en ‘Lust for Life’: Del Rey viajó a Suecia para reunirse con Max Martin -compositor de hits para Katy Perry, Taylor Swift o The Weeknd- y pedirle consejo para la composición de la canción que titula su disco, que Del Rey sabía era buena pero de la que sentía que faltaba algo. Martin le explicó que lo mejor de la canción eran los versos y le aconsejó que los convirtiera en el estribillo. El tema es un dueto con The Weeknd.

Sean Lennon está en el disco: En ‘Lust for Life’, Del Rey ha trabajado con Sean Lennon en una canción titulada ‘Tomorrow Never Came’ en la que se menciona los nombres de los papás de Lennon, el famoso Beatle John y su viuda Yoko Ono. La frase es «me gustaría que fuéramos a tu casita en el pueblo y pusiéramos en la radio y escucháramos nuestra canción favorita de Lennon y Yoko». Lennon ha dicho que está «muy orgulloso» de la canción.

Lana recuerda cuando vivía en una caravana: «[Para 2007] llevaba años tocando en micros abiertos y conseguí un contrato con un sello independiente llamado 5 Points Records […] Me dieron 10.000 dólares y encontré una caravana en Nueva Jersey, me mudé allí, terminé el instituto e hice mi primer disco, que el sello secuestró dos años y medio, luego salió y estuvo como tres meses en el mercado. Pero estaba orgullosa de mí misma. Sentí que por fin había llegado, a mi manera. Fue una fase».

La hipotética profesión alternativa de Lana: A Lana le encanta Malibú y dice que, si no fuera cantante, sería una «mala vigilante de la playa». Claro, se pasaría el día «high by the beach»… Por cierto, Lana dice que, si no viviera en Los Ángeles, viviría en Londres. «En mi cabeza siempe imagino que terminaré allí algún dia», indica.

Vuelve a ser un universitario de los noventa con el nuevo single de Waxahatchee

1

waxahatcheeEscuchar a Waxahatchee es como hacer un viaje a los noventa, a su cultura alternativa, a la época en que Sonic Youth sonaba sin parar en las radios universitarias de Estados Unidos y tus compañeros de instituto forraban sus carpetas con fotos de Nirvana y R.E.M. y vestían camisas a cuadros y tejanos rotos como salidos de una casita en los bosques de la América rural.

A todo esto -y un poco a Slowdive y a Cranberries- suena el nuevo single de Waxahatchee, ‘Silver’, que presenta su cuarto álbum de estudio, ‘Out in the Storm’, a la venta el 14 de mayo. Es la canción de rock alternativo de los noventa por excelencia pero no se queda en reformulación sin gracia sino que presenta una melodía cautivadora que se presta a repetidas escuchas. Es lo que ha hecho siempre Alison Crutchfield, reproducir el sonido de sus influencias en canciones con identidad propia.

‘Out in the Storm’ sucede a ‘Ivy Tripp‘ y, en palabras de Crutchfield, es un álbum «honesto que habla de un tiempo en que no fui muy honesta conmigo misma». «Es un disco sobre preservarse a una misma, sobre cuidar de una misma y sobre reclamar tu propia autonomía. Cuando te das cuenta de las que cosas que te hacen feliz, a veces es más fácil ver las cosas que te hacen infeliz».

‘Out in the Storm’:

01 Never Been Wrong
02 8 Ball
03 Silver
04 Recite Remorse
05 Sparks Fly
06 Brass Beam
07 Hear You
08 A Little More
09 No Question
10 Fade

Father John Misty / Pure Comedy

5

fjm-pure-comedy“¡SEXO! Y ahora que tengo tu atención…”. Así, como ese absurdo y mamporrero lema de camisetas vendidas en tiendas de souvenirs de turísticos pueblos playeros, ha funcionado para el público la apasionada y personal historia de amor con la que Josh Tillman, tras su máscara de Father John Misty, engatusó al público en ‘I Love You, Honeybear’. Tras su segundo disco, el otrora cantautor doliente se confirmó como el desgarbado, tan-hipster-que-es-anti-hipster, crooner y showman que el mundo necesitaba.

Todo ese histrionismo extremo en los escenarios que tanto nos divirtió, le fue abriendo algunas puertas, las de una industria masiva que quiso sacar tajada de su figura y su talento compositivo, ofreciéndole componer para Beyoncé y Lady Gaga. A medida que su popularidad crecía, Tillman parecía cada vez más harto de su personaje (“una caricatura”, lo ha llamado en los últimos días) y comenzó a burlarse de sí mismo y, de paso, de esa industria del espectáculo. Un perfil de sátira sobre lo que le rodeaba que fue incrementando hacia la crítica a otros aspectos de la sociedad occidental contemporánea y que se concentran en este ‘Pure Comedy’. Sí, justo ahora que ha logrado nuestra mayor atención.

En realidad no se puede decir que en esta nueva obra Tillman se aleje de sus patrones de rock de raíz folk y blues, que le emparentan con Randy Newman, Dr. John, Leon Russell o los últimos Beatles. Pero sí que subyace, no solo en sus letras, un espíritu de enfado y derrota constante, que lo alejan de ser un disco fácil. Es decir, está repleto de baladas al piano o guitarra, algunas exageradamente largas, con frases altisonantes e incómodas para un oyente medio. El ejemplo más claro es que el tema principal del álbum es una larga y aparentemente monótona diatriba de 13 minutos, apenas basada en su voz y una acústica. Como si su primer propósito fuera no volver a ser seleccionado por Spotify para su playlist “Indie Brunch”, como ocurrió con ‘Chateau Lobby #4’ un par de años atrás.

Es cierto que se echa de menos cierta inmediatez en este álbum, cierta chispa (que irónicamente ha destilado en ‘Real Love Baby‘ y sus canciones de pop genérico, aquí solo incluidas en forma de 7″ exclusivo de la edición Deluxe). Pero no se puede decir que no contenga canciones preciosas y exquisitamente arregladas. Con una grabación urgente en un decadente estudio de Los Ángeles a cargo de Tillman y el recurrente, magnífico, Jonathan Wilson, Father John Misty alcanza momentos sublimes musicalmente, en los que brillan los ricos y profusos arreglos orquestales y vocales, y el expresivo piano de Thomas Bartlett (Doveman, colaborador de los primeros discos de ANOHNI). Sobre todo en su inicio, en el que se agrupan los cortes más inmediatos, como el corte titular del álbum (una especie de segundo capítulo de ‘Bored in the USA’, esta vez en forma de manifiesto anti-machista), ‘Total Entertainment Forever’, ‘Things It Would Have Been Helpful To Know Before The Revolution’ y ‘Ballad of The Dying Man’. Las escuchas van revelando, poco a poco, la fantástica construcción de cortes como ‘A Bigger Paper Bag’, ‘Two Wildly Different Perspectives’ o ‘When the God of Love Returns There’ll Be Hell To Pay’.

En cualquier caso, y pese a su excelente factura musical, donde Tillman pone toda la carne en el asador es en sus textos. Tan irritado como fascinado por la ausencia de límites de la estupidez humana, Father John Misty abre la ventana y se asoma a un mundo en el que las calles a nuestro alrededor están en llamas: machismo, consumismo, narcisismo, religión, política, tecnología, ecología, entretenimiento… Todo (fantásticamente recogido en el arte de Ed Steed para el álbum, que evoca las imágenes del infierno de ‘La Divina Comedia’) está en llamas y, para su sorpresa, seguimos impasibles conduciendo nuestros coches mientras miramos de reojo el título de la canción que ha saltado en nuestro dispositivo móvil o el mensaje que emerge en la pantalla.

Aunque muchos de estos asuntos ya se habían deslizado en ‘Fear Fun’ e incluso en su anterior obra, el ex Fleet Foxes ha afilado su pluma como nunca y deja aquí una auténtica colección de líneas memorables que, como poco, alimentan la desazón: desde los mecanismos que el hombre, desde el principio de los tiempos, ha empleado para situar a la mujer en un plano de inferioridad (‘Pure Comedy’), al hombre que en su lecho de muerte no puede imaginar un mundo que viva sin su opinión de mierda (‘Ballad of The Dying Man’), pasando por un futuro post-apocalíptico en el que el calentamiento global nos obligue a retroceder unos cuantos siglos atrás (‘Things It Would Have Been Helpful To Know Before The Revolution’), o la realidad del arte como mero instrumento del poder económico (‘The Memo’, ‘Total Entertainment Forever’ –con esa fantasía perfectamente vislumbrable de yacer cada noche junto a Taylor Swift, dispositivo VR mediante–).

Pero tranquilos, que él también tiene lo suyo. Porque esa pieza angular antes citada, ‘Leaving L.A.’, en la que los bellos e iconoclastas arreglos de cuerda del prestigioso compositor Gavin Bryars funcionan como contrapunto a la austeridad de su planteamiento, está en realidad destinada a ridiculizarle a sí mismo y su propio alter-ego (“Oh, genial, eso es justo lo que necesitamos: otro tío blanco en 2017 que se toma a sí mismo demasiado en serio”), a la vez que recuerda su turbulenta relación con su padre y su primer recuerdo musical: el día en que casi se asfixia masticando chicle mientras sonaba ‘Little Lies’ de Fleetwood Mac. Un ejemplo tonto pero significativo de la cruel comedia que vivimos cada día y que es el eje de esta obra. Y al fin, como único asidero a toda esta locura a la que asistimos sin pestañear, Tillman vuelve a situar el amor. No solo volviendo a aludir explícitamente a su mujer, Emma, en las preciosas ‘Smoochie’ e ‘In Twenty Years or So’ (con más preciosas orquestaciones, esta vez a cargo de Nico Muhly). Sino, también, al amor fraternal entre la humanidad: “[Somos] solo materia aleatoria suspendida en la oscuridad; Odio decirlo, pero lo único que tenemos es a los demás”.

Clasificación: 8,2/10
Lo mejor: ‘Pure Comedy’, ‘Total Entertainment Forever’, ‘Leaving L.A.’, ‘A Bigger Paper Bag’, ‘Ballad of the Dying Man’
Te gustará si te gustan: Dr. John, Leon Russell, Randy Newman
Escúchalo: Spotify

Solo se necesita una mano para escribir un hit de The Chainsmokers y este Youtuber lo demuestra

19

chainsmokersAl contrario de lo que ocurre con Ed Sheeran, Drake o Nicki Minaj, tres artistas de éxito a los que la crítica especializada suele poner tan bien como mal, la opinión unánime de los medios respecto a The Chainsmokers es que el grupo es una soberana mierda. Tal es así que la puntuación de su disco en Metacritic es de 43 sobre 100, un suspenso brutal.

No es que la media de Metacritic sea cien por cien fiable, pero sí proporciona una aproximación general a la valoración que la crítica hace de un disco. En buena parte de las reseñas de ‘Memories… Do Not Open’ registradas en la web se recalcan los mismos aspectos negativos del disco como son la simpleza de las composiciones, su vulgar fusión de EDM pasado de rosca y pop o la superficialidad de unas letras que pretenden ser profundas pero que llegan a dar verdadera vergüenza ajena.

Pero no solo la crítica profesional opina esto sobre The Chainsmokers: por supuesto también hay personas críticas más allá de los medios que no pueden soportar al grupo y una de ellas es un joven norteamericano que ha hecho un vídeo «tutorial» sobre cómo escribir una canción de The Chainsmokers que ya se ha hecho viral. Con una mano, el chico demuestra que la típica canción de The Chainsmokers es más simple que un lápiz: una progresión de acordes de primero de instituto, una letra pseudo-profunda sobre «ser blanco y estar enamorado», una voz afectada para emocionar al adolescente medio y… voilà, el nuevo ‘Closer’ ha nacido.

The Chainsmokers parece haber advertido este viral y ha escrito en Twitter que este solo «demuestra que nunca debes escuchar la negatividad». «Todo el mundo piensa que sabe de lo que está hablando pero no tiene ni jodida idea», ha dicho. Poquito favor se hace el grupo cerrándose en banda a las críticas negativas cuando su disco es el peor valorado del año con diferencia, pero con esas cifras de streaming, o con su disco en el número uno de Estados Unidos, ¿alguien culpa al dúo por no hacer caso a las críticas?

Filtrada ‘Family Man’, balada al piano de Lily Allen

3

lily allenHoy ha aparecido en Soundcloud una canción al piano que parece una maqueta de lo que sería el próximo disco de Lily Allen. El título provisional de ese álbum sería ‘The Fourth Wall’ según ella misma y el nombre de la canción es ‘Family Man’. La prensa británica tiene claro que sería una canción de amor dedicada a su ex pareja Sam Cooper, el que es el padre de sus hijos y del que se separó en 2015, pues ella misma había dicho que su nuevo disco trataría este tema.

La separación de Allen y Cooper tuvo lugar año después de editar el que ha sido hasta ahora su último disco, ‘Sheezus’, de sonido autotuneado, electrónico y modernizado, en general muy distante del de esta nueva canción. ¿No recuerda ‘Family Man’ más bien a los tiempos en que Lily Allen subía sus maquetas en sus inicios a MySpace? Quizá una buena forma de recuperar el público que perdió con el último disco o de conquistar al que cayó rendido a su versión de Keane.

NME recuerda que Mark Ronson está involucrado en el proyecto, como lo estuvo en otros momentos de la carrera de Lily y ha dicho que siente que estas son las «mejores canciones que ha escrito y que su voz suena increíble». De hecho, la teoría del disco post-ruptura cobraría fuerza en sus palabras: «en lo que estoy trabajando son las canciones más honestas y emotivas de su carrera. Escribe de manera tan honesta que puedes sentirlo».

Mientras, Lily Allen, en lugar de reaccionar a esta filtración, está comentando y retuiteando cosas relacionadas con las Elecciones Anticipadas en Reino Unido, que Theresa May ha anunciado para el 8 de junio. Allen siempre se ha mostrado muy contraria al Brexit y ahora incita a votar todo menos Tory. De hecho, según esa entrevista concedida el mes pasado, en el disco, aparte de hablar del fracaso de su matrimonio, también habría un par de temas más políticos, «que hablan sobre el estado del mundo». Su nueva música se espera (o esperaba antes de la filtración) para junio.

‘The Cure’ de Lady Gaga: ¿agradable pero intrascendente o inminente hit?

65

lady-gaga-the-cure-sParte de la redacción valora el nuevo single de Lady Gaga.

«¿Tan pronto se está retractando Gaga de su apuesta country-folk-adulta de ‘Joanne’? No lo veo nada claro, la verdad, máxime cuando ni siquiera ha comenzado su gira de presentación. Pero más allá del objetivo perseguido con ‘The Cure’, lo extraño es que se trate de una canción tan tibia, de pop average circa 2016, con soniditos recurrentes en la radiofórmula (¿Kygo? ¿Jonas Blue? ¿Importa?). Resulta más o menos agradable, pero también intrascendente. Si sonara en la radio, pasaría totalmente desapercibida. ¿Y no es eso, precisamente, lo peor que se puede esperar de un single de Lady Gaga? ¿Que deje indiferente?» Raúl Guillén

«El equipo de Lady Gaga debió comprarse una caja de alprazolam cuando ésta se empeñó en sacar como single para su regreso ‘Perfect Illusion’: un temazo, sí, pero todo lo contrario de lo que suena ahora en las radios, y para algunos incluso molesto de oír. No es de extrañar por tanto que se deje de riesgos en este single sorpresa, que ni siquiera está incluido en ‘Joanne’, pero con el que Germanotta puede tener papeletas para colarse en la radiofórmula… irónicamente con el sonido de los que dijeron que ‘Perfect Illusion’ «apestaba»: The Chainsmokers, responsables de que si pides ‘Closer’ en una fiesta no te pongan a los Nine Inch Nails (por desgracia). Dentro de lo genérico de su sonido, el tema no está mal, pero es una pena que se decida por esta vía en lugar de apostar por ‘Dancin’ in Circles’, que va camino de convertirse en una de las fan favourites que ha ignorado, como ‘Scheisse’ o ‘Dance in the Dark’ (en este caso aún más, puesto que ni siquiera la ha interpretado en directo… ¿pasaría algo con Beck?). En definitiva, puede hacerlo mucho mejor, y en ‘Joanne’ de hecho hay opciones mucho mejores -nos quedaremos con las ganas de un videoclip con Florence-, pero si le sirve para volver a las radios y colarles algo más interesante la próxima vez, pues suerte». Pablo N. Tocino.

«‘The Cure’ es tan insultantemente genérica y tan ajena a la era ‘Joanne’ que bien podría triunfar como cualquier otro tema de The Chainsmokers, lo cual creativamente tiene poco de valor pero puede salirle bien como jugada en las listas de ventas. La canción no pasa de la mera anécdota, pero sí que deja sobre la mesa diversas preguntas. Siendo un descarte de ‘ARTPOP’, ¿aún le sigue rondando por la cabeza la idea de lanzar una segunda parte de ‘ARTPOP’ en la que se incluya este tema y otros descartes que han ido rondando por la red como ‘Brooklyn Nights’ o ‘Tea’? ¿Lo próximo tras ‘Joanne’ va a ser una vuelta a los orígenes al pop facilón de ‘The Fame’? O, al igual que el vídeo de ‘John Wayne’, ¿esto no deja de ser un simple regalo para sus seguidores al que no hay que darle más importancia? Como viene siendo costumbre en ella sus pasos son impredecibles, aunque nunca está de más celebrar que todavía está más que capacitada para firmar canciones simplonas que se enganchan a las pocas escuchas». Sergio del Amo.

«No termino de ver en ‘A-Yo’ ni en ‘John Wayne’ ni en ‘Dancing In Circles’ ni en ‘Hey Girl’ las posibilidades comerciales que algunos encontraban en estos y otros temas de ‘Joanne’, así que en ese sentido, que Lady Gaga pase página de esta era, me parece un acierto enorme. Comercialmente, una jugada maestra: la Super Bowl dejó ganas de una Gaga más pop y ya no se lleva nada lanzar un single cada 3 años, como muestran las carreras de Drake o Nicki Minaj, cuyos sencillos superan ya el centenar (!). Es verdad que artísticamente ‘The Cure’ no tiene nada que no hayan ofrecido ya ‘Sorry’ de Justin Bieber o ‘Shape of You’ de Ed Sheeran, pero la melodía es una monada. Tras el éxito en Estados Unidos de ‘Million Reasons’, Lady Gaga sigue jugando a que es más versátil como compositora de lo que Owen Pallett y muchos creíamos y muestra a una artista que si no triunfa como otros de su generación, como el mismo Ed Sheeran, igual es porque no le da la gana y prefiere hacer otras cosas. Y es que ‘The Cure’ también deja otra reflexión: qué pocas veces en su carrera desde ‘The Fame Monster’ se ha dirigido abiertamente al público generalista en lugar de solo al público gay (‘Born this Way’) o incluso solo a los little monsters (‘Judas’). Y cuánto suele acertar cuando lo hace, como pasaba con ‘Do What You Want’ o pasa con ‘The Cure’. ¿Habrá -ahora sí- buen vídeo y hit inminente o seguiremos esquivándolo de mala manera?». Sebas E. Alonso.

Carly Rae Jepsen presta su voz a Bleachers en ‘Hate That You Know Me’

0

bleachers-gone-nowEl próximo 2 de junio Bleachers lanzará ‘Gone Now’, su segundo álbum de estudio tras ‘Strange Desire’ (2014). Bueno, el tercero si contabilizamos el rework de su debut que publicó bajo el título de ‘Terrible Thrills Vol. 2’ y en el que contó con una vocalista femenina invitada en cada canción. En aquel participaron artistas del renombre de Sara Bareilles, Charli XCX, Tinashe, Sia, MØ, Susanna Hoffs (The Bangles)… o Carly Rae Jepsen.

Precisamente, la canadiense vuelve a participar en al menos una de las nuevas canciones de este nuevo disco. Se trata de ‘Hate That You Know Me’, un corte de pop con reminiscencias de sonidos 80s que va que ni pintado al estilo de Jepsen, aunque, en este caso, su voz no goza de un gran protagonismo y se limita a aportar algunos coros puntuales. A este tema le antecedió el verdadero single de ‘Gone Now’, una ‘Don’t Take The Money’ coescrita con Lorde en unas sesiones de trabajo conjunto de las que también salieron ‘Green Light’ y Liability’, los dos nuevos singles de la neozelandesa. En las últimas horas, Bleachers ha aparecido en el conocido programa de televisión de Jimmy Kimmel interpretando esa canción en vivo.

Para los despistados, recordamos que Bleachers es el proyecto personal de Jack Antonoff, que fue integrante de los populares fun. (de momento, en un descanso indefinido). Además, Antonoff también es conocido por ser un solicitado compositor (Taylor Swift está entre sus mejores clientes) y por ser pareja de la actriz y guionista Lena Dunham, creadora de la serie ‘Girls’ que, precisamente, decía su definitivo adiós el pasado fin de semana.

1. «Dream of Mickey Mantle»
2. «Goodmorning»
3. «Hate That You Know Me (feat. Carly Rae Jepsen)»
4. «Don’t Take the Money»
5. «All My Heroes»
6. «Everybody Lost Somebody»
7. «Let’s Get Married»
8. «Goodbye»
9. «I Miss Those Days»
10. «Nothing Is U»
11. «I’m Ready to Move On / Mickey Mantle Reprise»
12. «Foreign Girls»

Lana del Rey improvisa una canción de paz ante la amenaza de guerra entre USA y Corea del Norte

11

lana-del-rey-coachellaEn algún momento de los próximos meses, quizá semanas, tendremos entre manos ‘Lust for Life’, el nuevo álbum de Lana del Rey. Sin embargo, ella no deja descansar su creatividad ni cuando acude a divertirse a un festival. Este fin de semana, Lizzy Grant acudía a Coachella a ver a algunos de sus artistas favoritos. Sobre todo, parece que Lana disfrutó de Father John Misty, del que subió dos vídeos a su canal de Instagram: uno interpretando ‘When The God Of Love Returns There’ll Be Hell To Pay’, de su recién estrenado álbum ‘Pure Comedy’, y otro con la popular ‘Chateau Lobby #4’ de su anterior álbum ‘I Love You, Honeybear’. La admiración entre ambos es, pues, mutua.

Pero el festival terminó y la resaca de tres días de música abrió paso a una Lana reflexiva y comprometida, imbuida quizá por el espíritu hippie del evento. En otro post de Instagram, Lana asegura haber tenido “sentimientos complejos” al pasar el fin de semana “bailando y, a la vez, viendo crecer la tensión con Corea del Norte”, en referencia a las amenazas mutuas entre el país asiático y la administración estadounidense.

“Pienso que hay que hacer equilibrios entre observar lo que ocurre en el mundo y tener tiempo y espacio para apreciar la buena Tierra de Dios en la manera en la que está destinada”, prosigue Lana en su texto adjunto a un vídeo en el que muestra una canción que acababa de escribir improvisadamente, visitando un bosque de sequoias en California, al salir del festival. “Solo quería compartirla con la esperanza de que la esperanza y oración por la paz de un individuo pueda contribuir a ello a la larga”.

I'm not gonna lie- I had complex feelings about spending the weekend dancing whilst watching tensions w North Korea mount. I find It's a tightrope between being vigilantly observant of everything going on in the world and also having enough space and time to appreciate God's good earth the way it was intended to be appreciated. On my way home I found myself compelled to visit an old favorite place of mine at the rim of the world highway where I took a moment to sit down by the sequoia grove and write a little song. I just wanted to share this in hopes that one individual's hope and prayer for peace might contribute to the possibility of it in the long run. Hope everyone has a nice day, with love from California

Una publicación compartida de Lana Del Rey (@lanadelrey) el

Lidia Damunt: «Si un medio quiere dar visibilidad a la música de las mujeres, tiene que sacar y dar importancia a las mujeres normalmente»

1

lidiadamunt-fullLidia Damunt publicó a finales del año pasado ‘Telepatía’, un discazo (en contenido, que no en duración) que Austrohúngaro acaba de editar en un estupendo vinilo de 10 pulgadas. Coincidiendo con el lanzamiento, Lidia realizaba por España. A su paso por Barcelona, quedamos en la sala BeGood. Las entradas se agotaron, había muchísimas ganas de volverla a ver.
Tras la prueba de sonido, una risueña Lidia trata de atenderme… justo cuando Carlos Ballesteros de Hidrogenesse empieza a hacer pruebas para su posterior sesión de DJ. Lidia Damunt actúa el miércoles 3 de mayo en Murcia como parte del WAM, festival por el que pasará gente como Future Islands, Orbital, Fangoria, Shura o Lori Meyers. El 30 de junio actúa en Vida Festival.

Cuando me estaba documentando para la entrevista, me encontré una que te hizo Kiko Amat. Y te leo diciendo: “no me gusta que me pregunten sobre el nuevo disco, no me gusta que me pregunten sobre el machismo”. ¡Básicamente pensaba enfocar la entrevista sobre estos dos temas!
No, ¡puedes preguntar sobre eso y sobre el machismo, que no pasa nada! Esa entrevista fue en 2014. ¿Sabes qué pasa? Que ahí saqué ‘Gramola’, estaba un poco harta porque sentía como que siempre querían que dijera…

[Pero comienza a retumbar el ‘Torch’ de Soft Cell y es imposible escucharnos, así que nos refugiamos en el camerino… por llamarlo de alguna forma. En realidad es un pasillo lóbrego con una mesa, sillas y cajas de refrescos. Parece que nos acaben de castigar. Lidia prosigue:]

A lo mejor venía un periodista que opinaba que el indie y la música anglosajona eran una mierda, que lo que molaba era la música latina y, como yo había escogido a muchas artistas latinas para hacer las versiones de ‘Gramola’, me daba la sensación de que me entrevistaban con una agenda concreta, para que yo dijera lo que pensaba el entrevistador.

Y luego el tema de la mujer y la música. De lo que me quejo es que a veces han contactado conmigo periodistas que nunca me entrevistan ni me escriben para nada pero, de repente, están haciendo un reportaje con tres o cuatro grupos de chicas para hablar de la poca presencia femenina en los festivales, y me escriben para que dé mi opinión. Bueno, ¡pues escríbeme cuando saque un disco también! Que yo doy mi opinión, pero a veces me molesta porque, aunque tienen buena intención y quieren hablar de feminismo e igualdad… ¡lo hacen mal! Creo que si un medio quiere realmente dar visibilidad a la música de las mujeres, tiene que sacar y dar importancia a las mujeres normalmente.

«Si un medio quiere realmente dar visibilidad a la música de las mujeres, tiene que sacar y dar importancia a las mujeres normalmente»

En discos anteriores las canciones eran más bien narraciones, cuentos. ‘Telepatía’ tiene un tono más confesional, autobiográfico.
Sí. Anteriormente, aunque quisiera contar algo de mí, utilizaba metáforas y un formato un poco literario. Quizás aquí es que me he encontrado un poco más: “¡AGH!”. Arrebatada. Ha pasado mucho tiempo desde los primeros discos y quizás mi manera de expresarme es más directa. También es cierto que, cada vez, hago letras más cortas, porque antes me molaba explicar algo muy largo y ahora no. Soy más directa y voy al grano.

Ay, eso me sucede cuando escucho ‘Bolleras como tú’, que siempre pienso que va a continuar y se acaba ahí.
Sí, porque pienso que ya he resumido todo en eso. Como que entonces ya no quiero contar más.

También es un álbum más desnudo. Las canciones están llevadas a la esencia. Te leí que habías vuelto al kit de “Mujer orquesta”. ¿Esto te surgió de repente, sobre la marcha, o es algo que llevas pensado mucho tiempo?
Como siempre soy yo sola quien lo hago todo, no tengo un grupo, pues siempre es así. Es verdad que a veces vas a grabar un disco y dices: “bueno, pues para esto voy a coger una banda”. Pero para este disco quise realmente hacerlo así porque me apetecía que en directo fuera así. No voy a poner millones de arreglos ni voy a coger una banda, si luego quiero tocar sola. Yo vivo en Suecia, no puedo tener una banda por motivos prácticos y… bueno, es que, en el fondo, a mí me gusta ir sola por ahí con la guitarra. No lo veo como un formato B: “como no puede tener una banda, va sola”. Mi música es así. Yo soy así. Yo toco con mi guitarra, me mola hacer cosas con la pandereta… No tiene sentido que cogiera una banda. A quien le interese que venga, y a quien no, que se quede en su casa.

Volviendo a lo autobiográfico, hay canciones con las que me siento identificada, no tanto porque haya vivido situaciones parecidas, sino por la actitud que reflejas. Por ejemplo, cuando eres una pipiola, ir detrás de alguien que simplemente juega contigo, como en ‘Bolleras como tú’. O la adolescencia y sus amistades furibundas en ‘Cambiábamos la historia’.
Sí, las dos cosas son como muy atrás en el tiempo. ‘Cambiábamos la historia’ es de una amiga que tenía en la universidad hace millones de años. Y lo que dice la canción: pasa el tiempo, te sientes más mayor y te preguntas: “jo, ¿qué sería de esa persona?”. Y piensas en eso con nostalgia -que es un poco rollo, yo no quiero ser nostálgica-. Pero ves que hacíamos cosas chulas, muy locas. Íbamos a filología inglesa las dos, estábamos leyendo ‘La letra escarlata’, y nos hacíamos una película en que yo llevaba la letra, la ‘A’ de adúltera -que en inglés era otra letra-. Hacíamos unas paridas ahí… como lo de doblar las películas. Y dices “joder, qué guay era eso”. Pero eso se va. En la vida hay a veces cosas chulas, pero se van. Y creo que también hay que dejarlas ir. Como en ‘Quién puede arreglar’; a veces no puedes retener las cosas, hay que dejarlas pasar y ya está. Te queda el recuerdo y eso será bueno para algo. La de ‘Bolleras’ es la típica cosa, que nunca ahí llegaste a concretar. Parece que sí… hubo ahí un… pero… Y pasan un montón de años y lo miras casi con cariño, te dices: “qué tonta era yo también, las cosas que hacía. Ah, ¿de quién sería la culpa? ¿De ella? ¿De mí?“. Bueno, supongo que es algo de ser mayor. Me acordé de eso y pensé en hacer la canción porque me apetecía.

Sobre ‘Mi guitarra’; después de haber publicado la crítica de ‘Telepatía’, leí en una entrevista de MondoSonoro que la canción iba sobre tu padre, que estaba ingresado, y entonces me encajó la letra…
Es verdad que es una letra un poco críptica para alguien que no sabe de qué va el tema. Pero sí, era eso, ese desespero de estar ahí, porque él estaba en la UCI, en sueño inducido, sedado. Estuvo sedado mogollón de días y al final murió. Le dejaron morir porque ya no despertaba. Y esa especie de espera, de estar ahí… Todos los días iba a verle. Lo de “mi guitarra es una máquina de matar el tiempo” es esa sensación de que no puedes hacer nada. Pero también te vienen a la cabeza esas cosas de tu familia: “¡tú, estás con la guitarra, perdiendo el tiempo, matando el tiempo!”. Y no sé, se te junta en la cabeza todo: tu padre que se está muriendo, que eres un fracaso, que tu guitarra mata el tiempo pero que no concretas nada en la vida… Entonces juntas todo ahí y sale la canción. La verdad es que esa canción la hice en 2014, que fue cuando mi padre se murió. La tenía ahí guardada.

Hello Cuca no erais tanto feministas en el discurso, como en la actitud y manera de hacer las cosas. Por eso sorprende una canción tan directa como ‘La caja’. Es la primera canción protesta que escribes, ¿no?
Sí, es que me apetecía hacer una canción así, de posicionarme en un tema político. Pero para mí ‘Telepatía’ también es un disco diferente. Personalmente, siento que estoy diferente, me siento diferente y he hecho cosas que no he hecho antes. Por ejemplo, en ‘La caja’ quería expresar mi opinión. Sé que dentro del feminismo la mitad no está de acuerdo conmigo, pero tenía esa necesidad de hacerlo y quería hacer una canción muy explícita, muy “in your face”: ¡pum! Que a mucha gente no le va a gustar nada, pero me apetecía hacer algo así.

¿Cómo que dentro del feminismo hay mucha gente que no está de acuerdo contigo?
Sí. Dentro del feminismo hay personas que están en contra de la prostitución, que piensa que el abolicionismo es lo mejor. Y otra gente que piensa que no, que tiene que legalizarse. Mi posición es el abolicionismo y quería manifestarlo así. La canción es contra el patriarcado, pero se apoya en decir que la prostitución ayuda al patriarcado. Si no estuviera, mejor.

Es un debate complicado…
¡No sé si JENESAISPOP está interesado en hablar de todo esto! (risas) Que la música para mí también es entretenimiento, ¿eh? A mí me encanta la música, pero no pienso en que en mi música tengo que decir esto o lo otro. Para mí la música es diversión y entretenimiento, es mi principal cosa en la vida.

También hubo una polémica sobre esto, sobre la falta de implicación política en la música indie cuando Lenore sacó su libro
Ay, yo paso de esos rollos. Yo considero que estoy dentro de lo “indie”, sería absurdo decir otra cosa. ¿Es que sólo se puede bailar cumbia y reggaeton, porque el indie tiene raíz anglosajona? Es que no tiene sentido. Bueno, no sé… ¡esto es un tema, también!

«Como (en Skällinge) no hay gente en la calle, no hay nadie, vivía un aislamiento que… al final quería hacer canciones. Necesitaba escribir, tocar la guitarra»

Y volviendo de nuevo al disco, lo escribiste en Skällinge (aka Hellinge), un pueblo de Suecia prácticamente despoblado. ¿Qué hacías allí? Vives en Malmö, ¿no?
¡Noo! ¡Ya no! Malmö está en la provincia de Escania, y yo ya no vivo en Escania, yo vivo en Halland, otra provincia de Suecia. Mi mujer es sueca; por motivos familiares y de trabajo nos mudamos a Hellinge hace un año y medio o más. Y eso es el campo, un sitio en el que apenas hay 900 habitantes desperdigados. Allí he ido mucho en bici, por eso hice la canción de la bici (‘Rueda conmigo’) y he tenido unas sensaciones diferentes por estar ahí. Básicamente, me dedico a la música y a mis hijas. Yo no trabajo. A veces he trabajado ocasionalmente, pero normalmente estoy en la casa. Claro, estar ahí en un casoplón en medio del campo… ¡es que te vuelves loca! Me ha afectado mucho para hacer este disco, vivir ahí.

¿Te has metido muy hacia dentro?
¡No! ¡Al revés! Como no hay gente en la calle, no hay nadie, vivía un aislamiento que… al final quería hacer canciones. Necesitaba escribir, tocar la guitarra. Al principio era como “¿qué hago aquí?”. Me vino bien para la creatividad. En Malmö estaba muy entretenida con Arre Arre, un grupo que tenía en que tocaba la guitarra. Y al ir a un sitio en el que no hay nada, me recordó un poco a cuando yo era pequeña, que vivía en La Manga y hacía fanzines, cosas, me carteaba con un montón de gente, tenía pen-pals… ¡y era porque no había nada tampoco! Y quería crear algo. Estar en el campo sueco me ha hecho un poco “déjà-vu” de cuando era pequeña, así que, por este lado, ha sido positivo.

Está la teoría de que el aburrimiento genera creatividad.
Yo a mis hijas –tengo dos niñas pequeñas- les dejo que se aburran (risas) y empiezan a inventarse movidas y juegos. Es verdad, ¡el aburrimiento es importante!

También leí que lo que te salvó fue escuchar mucho pop comercial, sobre todo Sia. Sia pasó de cantautora indie a estrella pop. ¿Te has planteado hacer un cambio así? ¿O escribir para terceros?
No me lo he planteado. A ver, si me preguntan: “¿te hubiera gustado ser una Sia?”. Ay, qué guay… pues sí, me hubiera encantado, con un piano, las canciones… Pero no me veo haciendo música para otras personas. Y además, teniendo a mi familia y a mis hijas, pues tampoco tengo tanto tiempo.
El pop… a Sia la he escuchado mogollón, de forma obsesiva. Porque estando en un sitio sin estímulos, buscaba música súper… siempre me ha gustado el pop comercial, la verdad. Nunca había hablado antes de eso. Pero estando en el campo, es cierto que sólo quería oír esas cosas: que si Sia, que si Rihanna, que si lo nuevo de Beyoncé… Eso me daba como mucha más vidilla que otras cosas. Canciones con millones de arreglos, de melodías… Me apetecía eso.

«Estando en el campo, es cierto que sólo quería oír pop comercial: que si Sia, que si Rihanna, que si lo nuevo de Beyoncé… Eso me daba como mucha más vidilla que otras cosas»

Ya pasa, que tienes esa época adolescente (y postadolescente) en que eres un poco snob y tratas de distinguirte. Luego creces y reconoces que te gustan cosas de las que antes renegabas…
A mí siempre me ha gustado el pop comercial. Otra cosa es luego decirlo (risas). De verdad, cuando eres más pequeña y quieres desmarcarte, empiezas: “No, ¡esto no! ¡Sólo Riot Grrrls! ¡Sólo Bikini Kill” (risas)

¿Y cómo manejas tu carrera desde Suecia? Imagino que el grueso de público y conciertos lo tendrás aquí…
Yo tengo claro que mi cosa es venir aquí. ¿Que cómo lo hago? Pues es organizarlo. Además, con Austrohúngaro sacando el vinilo y La Castanya organizando los conciertos, yo creo que bastante bien. Es venir, tocar, volver a irme… Hoy en día tampoco cuesta tanto ir en avión. Pues nada: ir y venir; las niñas van a la guardería más horas, las pobres, y ya está.

¿Y te echan de menos?
Hombre, se ponen contentas cuando vuelvo, claro. De todas formas, no creo que estén ahí llorando. Y tienen dos mamás que están encima todo el rato. ¡Yo soy la que lo pasa mal! A las niñas les importa un pimiento, mientras estén bien. Ahora voy a estar unos días por España. Dentro de una semana estaré fatal: “Oh, ¡mis niñas!” (risas). Y cuando llegue, mis niñas dirán: “Hola, ¿qué tal?”. Y se pondrán a jugar a otra cosa…

Tove Lo avanza su nuevo disco con ‘The Struggle’ en Coachella

20

tove-lo-showerEsta noche, la cantante sueca Tove Lo ha presentado su notable último disco, ‘Lady Wood’, en el festival Coachella. El set ha incluido singles del disco como ‘Cool Girl’, ‘True Disaster’ o ‘Influence’, además de clásicos como ‘Habits (Stay High’), pero también un tema nuevo, ‘The Struggle’. Eso sí, Lo no se ha acordado de ‘Lies in the Dark’, su contribución para la cuestionable banda sonora de ‘Cincuenta sombras más oscuras’.

‘The Struggle’ es el primer avance de la segunda parte de ‘Lady Wood’, que llega esta primavera. Es un número slow disco en la línea del trabajo reciente de la sueca, pero además contiene un estribillo potente, mucho más inmediato que el de ‘Cool Girl’ (que no obstante terminó siendo un «grower»), que podría funcionar. Y es que a pesar de la calidad de ‘Lady Wood’, no hay que olvidar que el álbum se ha descalabrado en los mercados mas importantes del mundo, a pesar del éxito que ha logrado ‘Cool Girl’ incluso en España.

Como veis, los artistas se están hartando a estrenar canciones en Coachella, aprovechando la plataforma proporciona el festival más de moda: de manera destacada, Lorde ha estrenado un interesante avance de su próximo disco y Lady Gaga ha sorprendido sacándose de la manga una canción nueva que nadie esperaba. Por supuesto, Kendrick Lamar ha desgranado por primera vez su nuevo disco -claramente el lanzamiento de la semana-, ‘DAMN.’

The Shins / Heartworms

3

shinsYa como único miembro oficial de The Shins y después de colaborar con Greg Kurstin, productor de Adele y Sia, en su anterior trabajo, ‘Port of Morrow’, James Mercer ha producido su nuevo disco, ‘Heartworms’, que salió el pasado 10 de marzo, completamente por su cuenta, interesado en regresar a la «artesanía» con la que se abordaron los primeros trabajos del grupo. El resultado es un disco entretenido y variado en estilos pero en el que la producción, a menudo densa y cebollina hasta el «horror vacui», parece haber sido el enfoque principal de todas las canciones. ‘Heartworms’ se presenta con tres buenos singles como ‘Name for You’, que Mercer dedica a sus hijas y que contiene una gran melodía «bowiesca»; la encantadora ‘Dead Alive’, que viste sus formas sesenteras con gracia y frescura, o ‘Mildenhall’, en la que Mercer recuerda su infancia «fumando humo» en los clubs de mala muerte en los que solía cantar su padre y que retrocede, elegantemente, hasta los calurosos cincuenta con sabor a helado de limón que capturó Elvis Presley en ‘Blue Hawaii’. ‘Painting a Hole’ usa lo que parece un ritmo dancehall para evocar espacios psicodélicos asfixiantes, propios de of Montreal o Pink Floyd, estos últimos una de las influencias reconocidas en el disco, junto a nada menos que ‘Looney Tunes’. Y es esta sobrecarga de información sonora la que termina lastrando un disco falto de melodías más imaginativas en canciones como ‘Rubber Balz’, ‘Half a Million’ o el beatlesco tema titular, que Mercer nunca logra elevar pese a sus buenas intenciones. Si estos temas fueran mejores, ¿necesitarían tantas capas? No. ¿Quiere decir eso que ‘Heartworms’ no es otro buen disco de The Shins? Tampoco. Y claro está, atendiendo a sus mejores canciones, que sus fans de toda la vida le pondrán pocos peros.

Calificación: 6,5/10
Lo mejor: ‘Name for You’, ‘Dead Alive’, ‘Mildenhall’, ‘Painting a Hole’
Te gusta si te gusta: of Montreal, Foxygen, Clap Your Hands Say Yeah
Escúchalo: Spotify

Justin Bieber canta en español para el hit número uno en España, ‘Despacito’ de Luis Fonsi y Daddy Yankee

27

jbieberActualmente no puede haber nadie en España que no haya escuchado esa cosa espantosa que es ‘Despacito’ de Luis Fonsi y Daddy Yankee. Para bien y para mal, es la canción más escuchada en nuestro país en estos momentos y no parece que su éxito de señales de parar pronto. Es el hit del verano y todavía no ha empezado el verano.

Para aprovechar su tirón, Fonsi y compañía ha estrenado una remezcla de la canción con un nuevo artista invitado de nivel, nada menos que Justin Bieber, que no puede estar un año sin intentar colarse en las listas de éxitos. Bieber cede sus susurros a la melodía de reggaetón de Fonsi y no deja pasar la oportunidad de cantar en español en frases como «despacito, quiero respirar tu cuello despacito / quiero desnudarte a besos / duermo en las paredes de tu laberinto». No lo hace mal Bieber.

No es la primera vez que Bieber colabora con artistas latinos. El canadiense llegó a lanzar una versión latina de ‘Sorry’ junto a J Balvin. Por supuesto, la remezcla de ‘Despacito’ no es casual, pues Bieber se encuentra ahora mismo de gira por el Caribe. Sí, la gira de ‘Purpose’ continúa. ¿No han pasado ya 84 años?

‘Ever Since New York’ de Harry Styles demuestra que su metamorfosis setentera va muy en serio

11

harryHarry Styles de One Direction ha arrancado su carrera en solitario con una idea muy clara, la de convertirse en nuevo icono retro. Su época predilecta son los setenta, no hay más que verle en las fotos promocionales de su próximo álbum debut homónimo, o escuchar su nuevo single, ‘Sign of the Times’, que tiene un fondo cercano a Elton John. Por no hablar de títulos de su álbum como ‘Carolina’ o ‘Ever Since New York’, tan propios de un Gilbert O’Sullivan o un Billy Joel.

Precisamente, Styles ha estrenado ‘Ever Since New York’ en su debut en Saturday Night Live, donde también ha cantado ‘Sign of the Times’ y protagonizado un divertido «skit» con Jimmy Fallon -presentador de la última edición del programa- en el que ha imitado a Mick Jagger. Para ‘Ever Since New York’, Styles salió vestido con una elegante blusa y unos pantalones de lino, pero lo que hay que destacar de su actuación es la canción, una balada emocionante, de atinada melodía, que demuestra que la metamorfosis setentas de Styles va muy en serio, pero también que puede funcionar de cara a vender su disco a un público más adulto. Ojo porque Styles ya es competencia para Ed Sheeran.

‘Harry Styles’ sale el 12 de mayo.

Lorde estrena su as en la manga en Coachella, la bailable ‘Homemade Dynamite’

18

lorde_melodrama_album_cover_2017_03_02‘Green Light’ de Lorde ha funcionado, pero no al nivel de ‘Royals’. Se esperaba mejor desempeño para el primer single de su nuevo disco, ‘Melodrama’, que se publica con todo el «hype» que suele acompañar a una artista cuyo primer disco ha sido un éxito masivo capaz de haberla convertido en un icono del pop antes de cumplir los 20 años.

Pero Lorde tiene un as en la manga y no es ninguna de las baladas de su nuevo álbum que hemos conocido hasta ahora, ‘Liability’ y ‘Sober’, sino un tema bailable que pinta a hit desde el primer momento. Hablamos de ‘Homemade Dynamite’, que la neozelandesa ha estrenado esta noche en Coachella y contiene una melodía que se pega como un chicle gracias a unas suculentas armonías vocales y un contundente ritmo instrumental que puede recordar vagamente a otro hit bailable de Lorde, su espectacular producción con Disclosure, ‘Magnets’, o a otros temas tipos ‘The Love Club’. Tiene toda la pinta de que se va a apostar por ‘Homemade Dynamite’ para promocionar ‘Melodrama’ tarde o temprano, así que ya os podéis ir familiarizando con ella.

‘Melodrama’ se publica el 16 de junio. Lorde ha dicho que el álbum va sobre los «vaivenes de tener veinte años» (en otras palabras, es una nueva exploración de su adolescencia). «En una fiesta, está el momento en que suena una canción genial y te emocionas, y después está el momento en que estás sola en el cuarto de baño, te miras en el espejo, no te ves bien y te empiezas a sentir fatal».

Lorde estrena ‘Sober’ en un show sorpresa ante 300 personas

13

lordeIndio, California, se convierte durante los 10 días que dura el festival Coachella en el epicentro de buena parte de la música pop. Y eso incluye a Lorde. La joven artista de origen neozelandés es uno de los grandes nombres que se verán en la jornada de domingo del festival, pero, aprovechando su presencia en este evento, ha querido ofrecer un show muy diferente al que podrá verse ahí.

Con solo unas horas de antelación, Lorde anunció que ofrecería un show, su primera actuación en dos años y medio, en un pequeño bar en Pioneertown, un pueblecito de California a 50 minutos en coche del festival. Allí, ante unas 300 personas, interpretó junto a su banda un set que incluyó sus grandes éxitos de la era ‘Pure Heroine’, antes de probar una nueva canción llamada ‘Sober’, que puedes escuchar más abajo en un vídeo grabado, con una calidad aceptable, por uno de los asistentes al show.

A tenor de lo que dijo Lorde, ‘Sober’ es una de sus canciones favoritas de ‘Melodrama’, su segundo álbum de estudio. Se publica el día 16 de junio y ya hemos conocido de él el single ‘Green Light’ y la balada ‘Liability’. ¿Será este ese próximo single del que Lorde hablaba hace días tan emocionada, poniendo el hype por las nubes?

The Jesus and Mary Chain / Damage and Joy

11

the-jesus-and-mary-chain-damage-joy“Dolor y gozo”. Pues, por obvio que sea, su título define bastante bien lo que uno siente al escuchar este nuevo disco de los escoceses The Jesus and Mary Chain, casi dos décadas después de ‘Munki’. Dolor porque la mayor parte del tiempo uno echa en falta en esta grabación las “toneladas” de fuzz y feedback que hacían de sus primeros álbumes algo único y excitante. Y gozo porque, afortunadamente, buena parte de estas canciones son entre buenas y muy buenas.

Con la fama de control-freaks que tienen los hermanos Reid, no cabría culpar al productor Youth (que también ha ejercido de bajista) de la falta de energía en el sonido de ‘Damage and Joy’. ¿Tanto costaba llevar al extremo los pedales en ‘Get On Home’, ‘Facing Up The Facts’, el final de ‘War on Peace’ o el mismo single ‘Amputation’, por ejemplo? ¿No hubiera sido de ley dar en los morros a la chavalada que les imita con mayor ímpetu desde hace lustros? Una actitud que se antoja derrotista y cansada, incluso en sus letras, donde Jim y William se muestran como dos cincuentones cascarrabias que fingen no vivir una crisis de mediana edad. Sin lograrlo, claro. Un complejo de Peter Pan mal llevado que deja un gusto agridulce, a medio camino de todo, ni fiero ni maduro.

Pero en el lado positivo, decía, pesa el hecho de que en él hay bastantes buenas canciones de rock and roll de la escuela Bo Diddley vía The Velvet Underground. Y eso, todo hay que decirlo, es un auténtico gustazo. Así se disculpa, e incluso se agradece con las mejores, que muchas de ellas no sean exactamente nuevas sino regrabaciones de temas publicados en solitario o con Sister Vanilla –la banda de su hermana Linda–. Especialmente agradecidos son los abundantes duetos con voces femeninas: con Sky Ferreira en la semiacústica ‘Black and Blues’, con Isobel Campbell (ex-Belle and Sebastian y socia de Mark Lanegan, etc.) en ‘Song for a Secret’ y ‘The Two of Us’, con la hasta ahora desconocida Bernadette Denning en el single ‘Always Sad’ y con su ya mencionada hermana en ‘Can’t Stop The Rock’ y la (fallida) balada con cuerdas ’Los Feliz (Blues and Greens)’.

Pero hay más: ‘Presidici (Et Chapaquidick)’, las citadas ‘Get On Home’ y ‘Facing Up The Facts’ (con el simpático guiño en su letra a las recurrentes peleas y desencuentros de los Reid) y ‘All Things Pass’ (tema que se incluyó, en otra versión, en la BSO de la serie de 2007 ‘Héroes’) son notables en distintos grados. No ocurre lo mismo con ‘Amputation’, la jevorra ‘Mood Rider’ o ‘Simian Split’, que podía haber dado más de sí de tomarse en serio el uso del saxo. Estas hacen pensar que podíamos haber tenido mucho más “joy” que “damage” si se hubieran limitado a entregar un álbum de 35-40 minutos con la auténtica crema. Para eso se inventaron los CDs extras en las ediciones Deluxe, amigos.

The Jesus & Mary Chain presentan ‘Damage and Joy’ este mes en nuestro país. Será en Barcelona (29 de abril, Razzmatazz 1) y Madrid (30 de abril, La Riviera).

Calificación: 6,9/10
Lo mejor: ‘Black and Blues’, ‘Presidici (Et Chapaquidick)’, ‘Get On Home’, ‘Can’t Stop The Rock’, ‘Always Sad’
Te gustará si te gustan: The Velvet Underground, los Primal Scream más ortodoxos
EscúchaloSpotify

4 recomendables películas que casi nadie ha visto y todavía están en los cines

4

Entre las cuatro han llevado al cine menos espectadores que un blockbuster en una sesión cualquiera de un centro comercial. Pero ahí siguen, resistiendo en los márgenes de la cartelera a la espera de que el boca-oreja haga su efecto o, por lo menos, que su eco se mantenga hasta que las plataformas digitales las incorporen a su catálogo (Filmin ya tiene dos confirmadas). Vamos a gritar estas cuatro recomendaciones:

Rara (Pepa San Martín)

rara-sanmartinEn el festival de Berlín de 2011 se dio una curiosa coincidencia. La chilena Pepa San Martín presentó su primer cortometraje, ‘La ducha’, a la vez que Céline Sciamma triunfaba con su extraordinaria ‘Tomboy’, una de las mejores películas de temática LGTB de los últimos años. Cinco años después, es San Martín quien ha triunfado en Berlín (y en San Sebastián) con otra de las “mejores películas de temática LGTB de los últimos años”. ‘Rara’ es una anomalía dentro del cine de denuncia social (en este caso de la homofobia de las autoridades judiciales chilenas). Una rareza. La directora ha conseguido sacar su película milagrosamente limpia de todo lo que habitualmente ensucia este tipo de propuestas: el maniqueísmo, la sensiblería, el dogmatismo, el victimismo autocomplaciente. Narrada de forma aparentemente sencilla, con una puesta en escena naturalista y un argumento casi banal (dónde celebrar un cumpleaños de una chica de padres divorciados), ‘Rara’ es, sin embargo, de una sutileza y profundidad dramática extraordinarias. A través de la mirada “fuera de foco” de la adolescente protagonista, la directora nos enseña la realidad no como nos gustaría que fuera, sino tal como es: compleja, contradictoria e inaprensible.

La vida de Calabacín (Claude Barras)

coutgetteHablando de Céline Sciamma. Ella es una de las guionistas que ha escrito la adaptación de ‘La vida de Calabacín’ (Maeva ediciones), la aplaudida novela de Gilles Paris. Su talento narrativo, unido al del animador especialista en stop motion Claude Barras, ha dado como resultado una joya del cine de animación que ha recogido multitud de premios (Annecy, San Sebastián, Cine Europeo) y nominaciones (Oscar, Globos de Oro, Cesar). Evocando la estética del dibujo infantil, la expresiva animación de Barras le va como el queso al calabacín a esta tristísima historia de orfandades y primeros amores. Pero esto no es Bambi. ‘La vida de Calabacín’ es un aterrador catálogo de infancias destrozadas, de casos de maltrato infantil. El emotivo retrato de un grupo de niños marcados que convivirán en un orfanato que no tiene nada de victoriano. Al contrario, la película defiende el papel de las instituciones como espacios de protección social. Lugares cálidos y acogedores, donde suenan canciones de Sophie Hunger, se celebran fiestas de disfraces y se hacen excursiones a la nieve.

Doña Clara (Kleber Mendonça Filho)

donya-claraEl año pasado se presentaron tantas buenas películas en Cannes (‘Toni Erdmann’, ‘Elle’, ‘Paterson’, ‘El viajante’, ‘Comanchería’…) que algunas han pasado injustamente desapercibidas. Es el caso de ‘Doña Clara’. Después de debutar en el largometraje con ‘Sonidos de barrio’ (vista en el Atlántida Film Fest), el director brasileño más prometedor del momento vuelve con una historia donde se mezclan temas tan dispares como la familia, lo viejo y lo nuevo, el mobbing inmobiliario, las secuelas físicas y psicológicas de la enfermedad, el deseo sexual en la vejez, la memoria de los objetos y la música (atención a la banda sonora). Todas estas cuestiones se muestran a través de la arrolladora presencia de la actriz Sonia Braga. Su excepcional interpretación de una mujer en la sesentena, ex crítica musical y única inquilina de un viejo y codiciado edificio en primera línea de playa, me hizo recordar los recientes lamentos de Almodóvar (durante su presencia en la Filmoteca) a propósito de los pocos papeles que hay en el cine actual para mujeres de más de cincuenta años. Braga sería la excepción que confirma su afirmación: “los guionistas se están perdiendo un verdadero tesoro”.

‘La chica desconocida’ (Jean-Pierre y Luc Dardenne)

lachicadesconocidaLa última película de los hermanos Dardenne no es la mejor de su filmografía. Pero teniendo en cuenta que su peor película va a ser siempre mejor que el ochenta por ciento de lo que se estrene ese año, da igual que ‘La chica desconocida’ no esté a la altura de, por ejemplo, ‘Dos días, una noche’. Protagonizada por la típica heroína dardenniana (una fabulosa Adèle Haenel), la película arranca con el también típico dilema moral que pone en marcha sus historias. La diferencia es que aquí el motor dramático que impulsa la trama está alimentado por un combustible narrativo más cercano al género policiaco que al cine social (por mucho que éste siga teniendo mucho peso). Hay un cadáver y un misterio. Y para resolverlo la doctora protagonista, movida por la culpa y la compasión, iniciará una obsesiva investigación cuyos avances sacarán a la luz las injusticias que se esconden en las cunetas de la Europa del bienestar. El final, algo forzado, estropea un poco el conjunto. Pero el trayecto que hacemos junto a esta abnegada doctora merece mucho la pena.

Lady Gaga lanza ‘The Cure’, nuevo single inédito, coincidiendo con su actuación en Coachella

150

lady-gaga-the-cure-sHace algunos minutos, Lady Gaga ha ofrecido su anunciada actuación en el festival californiano de Coachella. Una de las grandes noticias de su set ha sido el estreno en el show de ‘The Cure’, un single inédito lanzado para conmemorar su aparición en uno de los festivales musicales de mayor repercusión mundial.

La canción, que ya está en iTunes y plataformas de streaming, sorprende por su sonido, alejado de la pátina de rock-soul-folk más bien clásico de su último álbum ‘Joanne’. Muy en contra, tiene un sonido R&B contemporáneo, con un post-coro en el que suenan unos arreglos de bubblegum pop a lo PC Music. Al parecer la producción corre a cargo de DJWS, también conocido como DJ White Shadow, con el que Gaga trabajó en ‘Born This Way’ y ‘Artpop’.

Precisamente esos dos álbumes han tenido un considerable peso en la actuación ofrecida en la pasada noche: ‘Born This Way’ ha sido su álbum más representado (‘Scheiße’ abría su show) y, en contra de lo que había ocurrido en la Superbowl, ‘ARTPOP’ ha tenido cierto protagonismo con la inclusión de ‘Venus’ y ‘Sexxx Dreams’ en la selección. En cambio ‘Joanne’ apenas ha estado representado por ‘A-Yo’, ’John Wayne’ y ‘Million Reasons’, en la versión modernita de Andrelli. En cualquier caso, el setlist de Coachella ha sido, suponemos, especial para la ocasión y no será representativo (al margen de su duración comprimida) de lo que se verá en el ‘Joanne World Tour’ que está a punto de comenzar y que tendrá dos fechas en la ciudad de Barcelona. Os dejamos con ‘The Cure’.

¿Qué te parece 'The Cure' de Lady Gaga?

Ver resultados

Cargando ... Cargando ...

José Coronado sale del hospital: «tendré que dejar de fumar»

1

jose-coronadoEsta tarde el actor José Coronado ha tenido que ser ingresado de urgencia en un hospital debido a un fallo cardíaco sufrido mientras se encontraba en su domicilio, en Madrid. Fuentes como las de El Español aseguran que Coronado, de 59 años, ha sufrido un ataque cardíaco, mientras que las de El País lo califican como una simple arritmia. En cualquier caso, aunque se encuentra estable, permanece en el Hospital de la Princesa en observación por precaución.

En la actualidad, el actor protagoniza la obra de teatro ‘Ushuaia’ de Alberto Conejero, representada en el Teatro Español bajo la dirección de Julián Fuentes Reta. Las funciones previstas para este fin de semana ya han sido suspendidas. José Coronado, desde que debutara en el cine a finales de los 80, se ha convertido en uno de los rostros más populares y recurrentes del cine y la televisión de nuestro país.

Series como ‘Periodistas’, ‘Acusados‘ o ‘El Príncipe‘ y películas como ‘Goya en Burdeos’, ‘La caja 507’, ‘La vida de nadie’ o ‘Los últimos días’ le han consolidado como gran protagonista. En 2011, gracias a su memorable interpretación del policía Santos Trinidad en ‘No habrá paz para los malvados‘, logró su primer Goya al actor protagonista, entre otros premios.

Actualización: Según El País, Coronado permanece ingresado en la UCI tras ser operado para colocarle un stent, tras el infarto sufrido. En todo caso, en la mañana del domingo 16 de abril, el propio José Coronado ha acudido a su cuenta de Twitter para enviar un mensaje de tranquilidad y con gran sentido del humor: «No quería preocupar a mi madre pero se ha enterado toda España 😂😂😂 Solo ha sido un susto, ITV y a casa. MUCHAS GRACIAS POR VUESTRO INTERÉS ❤». Compañeros de profesión y amigos, como Álex González (con el que compartió protagonismo en ‘El Príncipe’) o Antonio Banderas (que hace unas semanas vivió una situación parecida), le han enviado su cariño en las redes sociales.

Actualización, 18 de abril: Hola confirma que José Coronado ha recibido hoy el alta hospitalaria. El actor explica que deberá dejar de fumar y empezar una dieta más sana.

Syd / Fin

0

sydfinalbumTiene solo 24 años, pero la norteamericana Sydney Bennett, conocida como Syd, no es una recién llegada en la escena hip hop, el neo soul y el R&B. En la formación The Internet ya cosechó en par de éxitos, como ‘Girl’ y ‘Special Affair’, aparecía en el disco de KAYTRANADA y además ha estado involucrada en el colectivo Odd Future al que también pertenece Frank Ocean y capitanea Tyler, The Creator, asentando sus bases en el rap, el punk y el skater.

Mucho ha llovido desde finales de los 90 e inicios de los 2000, años en los que ubicamos el sonido de ‘Fin’ en una primera escucha. Numerosas fueron por aquellas fechas las producciones de éxito de un Timbaland que convertía en oro casi todo lo que pasaba por sus manos, aumentando cachés y ventas o creando expectación con cada lanzamiento con grandes que poco tenían que ver entre sí como Nelly Furtado, Shakira o Björk, que trabajó con él en 2007. Aunque mucho antes de ese boom de mitad de los 2000, las icónicas líneas de bajo con sonidos entrecortados y distintivos de Timbaland ya se habían exhibido en grabaciones de Missy Elliott o Destiny’s Child. No es necesario cerrar los ojos para, al escuchar ‘Know’ o ‘Body’ de Syd de este primer álbum, volver a estar envuelto en ese paraíso de sutilezas con que Aaliyah nos dejó marcados para siempre, junto al que fuera el productor del momento.

Pero lo que ha hecho Bennett en ‘Fin’ no es solo recurrir a la nostalgia. Otros de los artistas que vienen a la mente en cuanto a bases, ritmos zigzagueantes y percusiones, son algunos tan distantes entre sí en el tiempo como Portishead y FKA twigs. En ‘All About Me’, con una mera pincelada, se juega esa baza de atmósfera adictiva y estimulante, como sucede con las incorporaciones vocales distorsionadas a fuerza de reverberación en ‘Got Her Own’, generando un patrón rítmico que sugiere imágenes muy sensuales. Todo lo que vemos de Syd en este debut es -para bien- una sacudida de alusiones, como ocurre también con ‘Smile More’ y su tono de voz suave: es imposible no hermanarla con Erykah Badu.

Si en cuanto a sonido predomina la sutileza, en las letras, Sydney es más contundente. Sin llegar a enarbolar banderas sobre discriminación sexual (es abiertamente lesbiana), como sucede con el cacareado caso de Frank Ocean, tampoco se anda por las ramas. No hay lugar para la dispersión o a la ambigüedad, y así, expone sus debilidades y su amor por su chica en ‘Insecurities’, se muestra protectora con los suyos en la mencionada ‘All About Me’, y saca su lado más salvaje y sexual en ‘Drown in It’, ‘Dollar Bills’ y ‘Body’. Una ración con doble interés entre lo lírico y lo musical, que debería estar alcanzando la gloria comercial por su valentía y accesibilidad.

Calificación: 8/10
Lo mejor: ‘Shake Em Off’, ‘Know’, ‘Got Her Own’, ‘All About Me’ y ‘Body’.
Te gustará si te gusta: recordar a Aaliyah, las producciones de Janet Jackson, un Frank Ocean menos ambicioso.
Escúchalo: Spotify

Russian Red y los espaguetis mágicos

26

russian-red-i-want-to-breakHoras después de estrenarse ‘I Want To Break Free’, el que finalmente ha sido el primer single de ‘Karaoke’, la web de Vogue España estrenaba el videoclip de esta nueva canción de Russian Red. En sintonía estética con aquel clip del grupo Babes en el que la habíamos visto años atrás y, también, con los aires clásicos de su adaptación del tema de Queen, Lourdes Hernández aparece como una pin-up de los años 50.

En un escenario como de sala de fiestas de otra era, entre cortinas de espumillón dorado, Lourdes posa para la cámara y se mueve por la escena en la que aparece, inopinadamente, una mesa de comedor con un plato de espaguetis con tomate y sus buenas albóndigas. Pero de repente, comienzan a ocurrir cosas extrañas e inesperadas en torno a ese plato de espaguetis, hasta que llega un final cargado de comicidad y surrealismo, ciertamente inesperado.

‘Karaoke’ se publica el 17 de mayo y contendrá ocho versiones de clásicos del pop de todas las épocas, como ‘Don’t You Want Me’ de The Human League, ‘It’s a Heartache’ de Bonnie Tyler, ‘I Wanna Know What Love Is’ de Foreigner, ‘Do You Really Want To Hurt Me’ de Culture Club o ‘Shout’ de Tears for Fears. Russian Red presentará ‘Karaoke’ en Madrid y Barcelona.

wwqewqewqe

El primer tráiler oficial de ‘Star Wars VIII: Los últimos Jedi’ despeja dudas sobre Rey

41

star-wars-viii-reyTenemos una buena noticia y una mala para los fans de la saga Star Wars. La buena es que en las últimas horas hemos podido ver, por fin, las primeras imágenes de ‘Star Wars VIII’, subtitulada ‘Los últimos Jedi’. La mala es que la espera se nos va a hacer larguísima hasta el próximo día 15 de diciembre, fecha de estreno mundial del nuevo capítulo de la saga.

En el tráiler de la película, que esta vez ha dirigido Rian Johnson (‘Looper’) y no J.J. Abrams –como sí ocurría con la notable ‘El despertar de la Fuerza‘–, queda ya despejada del todo una de las insinuaciones del anterior episodio: Rey posee la Fuerza y será entrenada por Luke Skywalker para convertirse en Jedi. Incluso aunque, como asegura el título del film y el propio Skywalker en el tráiler, los caballeros deban «terminar». ¡Glups! Tendremos, eso sí, al Halcón Milenario, a Kylo Ren y a Finn, además de espectaculares batallas.

En él también vemos la silueta inconfundible de la Princesa Leia, puesto que Carrie Fisher rodó su papel en este episodio de la saga antes de morir la pasada Navidad. Esta misma semana sabíamos, además, que Fisher también estará en la siguiente secuela, el Episodio IX, y que no lo hará como una recreación digital sino manipulando digitalmente planos rodados para el resto de películas. Su hija, la también actriz Billie Lourd, la honraba por primera vez en público hace un par de días.

¿Logrará LPX la gloria pop que no alcanzó con MS MR?

4

lpxLos asiduos a nuestra web y al mundo del pop en general quizá recuerden al dúo MS MR que, tras alcanzar cierta repercusión gracias a singles como ‘Hurricane’ o ‘Bones’, debutó en 2013 con un ‘Secondhand Rapture’ cuyos resultados fueron decepcionantes. Dos años después, ‘How Does It Feel’ no logró que el asunto remontara lo más mínimo y, poco después, el grupo decidió que era momento de iniciar caminos separados.

Y así es como ahora llegamos a LPX (no confundir con LP), proyecto personal de Lizzy Paplinger, la vocalista del dúo. Paplinger, que además es co-propietaria del sello discográfico neoyorquino Neon Gold –que descubriera en su día a artistas como Charli XCX o Christine and the Queens–, ha emprendido ahora una carrera musical en solitario con la que pretende alcanzar la gloria pop. Lo cual no implica necesariamente el éxito comercial. En declaraciones a Billboard, Lizzy decía: “Estoy aquí (…) para crear música que ATRAVIESE tus altavoces y te estremezca hasta las entrñas, el tipo de música que llega a tu sangre, toma el mando y no te deja ir”.

Pero mejor que las palabras se expresa la música y todo eso pretende conseguirlo con ‘Tightrope’, un tema que ella definde como «Pantone punk» y en el que traslucen influencias distintas a las reveladas hasta ahora, como Yeah Yeah Yeahs (ciertamente, el desgarro de su voz puede recordar a veces al de Karen O), Klaxons, The Rapture o PJ Harvey (para muestra, una playlist). Hace unas horas ha proseguido esta línea con otra nueva canción titulada ‘Tremble’, con menos guitarras pero de sonido saturado y estridente. ¿Logrará al fin LPX la gloria que no alcanzó con MS MR?

Sigue en directo el festival de Coachella 2017: Lady Gaga, Kendrick Lamar, Radiohead, Lorde…

3

lady-gaga-ayo-3Este fin de semana de Semana Santa (se repite el próximo de forma idéntica) ha comenzado en Indio, California, uno de los festivales musicales más importantes del mundo, Coachella. En él actúan algunas de las figuras cruciales del pop en 2017 y, si no has podido desplazarte hasta allí par seguirlo, podrás hacerlo en directo a través de tres canales de Youtube (cuatro, contando otro que emite en 360º).

La jornada del viernes, que puede seguirse en estos momentos gracias al cambio horario –en el momento de escribir estas líneas, por ejemplo, estamos visionando el concierto de Tennis–, está encabezada por Radiohead, que el año pasado lanzaron el notable ‘A Moon Shaped Pool‘, junto a los que también actúan The xx, el rapero Travis Scott o Father John Misty.

En la posterior jornada, la del sábado, Lady Gaga probará si ha sido una acierto contar con ella para sustituir a una Beyoncé que hubo de cancelar su actuación por su avanzado estado de gestación. Con ella se alinean Bon Iver, Future, DJ Snake o Martin Garrix. Por último, el sábado será Kendrick Lamar, con su nuevo disco ‘DAMN.’ recién salido a la calle, el que atraerá todas las miradas. Nada menos que Lorde, Justice, New Order o Future Islands conforman la potente segunda fila en esta jornada. Consulta los horarios y el cartel completo aquí.