Inicio Blog Página 224

M.I.A. encuentra la paz en la popera y zen ‘AMEN’

0

Una de las sorpresas de la Navidad nos la ha ofrecido M.I.A. en forma de mixtape. Aunque quizá la sorpresa no es todo lo agradable que podría, porque no es que dicha mixtape pueda escucharse en las plataformas de streaming habituales. Ajena a la industria, M.I.A. comparte algunas de esas muchas ideas que han dado vueltas a su cabeza -y a sus redes sociales- durante los últimos años, y no han terminado de ver la luz de forma oficial.

Por ejemplo, una de las cosas que escuchamos en este ‘Bells Collection’ que ha subido a su web es un tema con un sample de Boney M, ‘Brown Girl in the Ring’. Muy navideño, ¿verdad? La cosa es que aquella canción de Boney M era la cara B de ‘Rivers of Babylon’, que ya había centrado su tema ‘Babylon’ en 2021. La canción que nos ocupa hoy, ‘Amen’, que seleccionamos como Canción del Día, está en Youtube desde hace 3 años. Desde que ella misma la medio enseñó en un Stories.

‘Amen’ es el momento más pop de esta mixtape. Es una composición clásica como pocas ha hecho M.I.A. con sus estrofas propiamente dichas, su pre-estribillo propiamente dicho y su estribillo repetido hasta la saciedad. La artista nos indica que «su cuerpo es su templo» y su «mente la mantiene zen». Esa filosofía supone encontrar el amor, bien sea a través de Dios o de una persona («A tu lado no tengo miedo, te ofrezco flores como una florista»); y también repasar otros momentos de su vida: “he sido el más rico y el más pobre”.

M.I.A. reza aquí por sus pecados y espera encontrarnos otra vez, hablando también de su vulnerabilidad: «¿Puedes perdonarme como Jesús? Cuando me siento insegura o celosa».

Una M.I.A. mansa, en contraste con otros puntos de la mixtape que son más guerreros y caóticos… como su propia «mente» cuando no es tan «zen». Recordemos que otro tema principal de esta mixtape es en apoyo a Palestina, ‘Free Pali’.

‘Amen’ es la pista 2 de la mixtape. Podéis escuchar los temas por separado, en este player.

Ariana Grande prepara su nuevo álbum para 2024

0

«Os veo el año que viene», reza la última publicación de Ariana Grande en Instagram. Si los rumores de nueva música para 2024 eran cada vez más fuertes en las últimas semanas, la artista se ha encargado de confirmarlos a través de redes sociales. Después de muchos meses trabajando en su séptimo trabajo discográfico, parece que el nuevo disco de Ariana Grande está prácticamente terminado… y que su lanzamiento está más cerca que nunca.

La artista presentó un sonido plenamente R&B en ‘positions’, su último álbum, para el que además renunció a frecuentes colaboradores como Max Martin. Sin embargo, pese al decente comportamiento de sus singles, decepcionó su recepción comercional y crítica. Por ello, todo pinta a que Ariana Grande ha vuelto a acudir a los productores que tantas alegrías le han dado en el pasado con hits como ‘Dangerous Woman’ tras el regreso de Max Martin a sus sesiones de nueva música.

Max Martin, no obstante, no es el único de los productores confirmados para el séptimo disco de la cantante. A Ilya Salmanzadeh, que trabajó en temas como ‘Bad Idea’, ‘Breathin’, ‘Problem’ o el villancico que sigue renaciendo cada Navidad ‘Santa Tell Me’, también se le espera para el próximo álbum tras las recientes fotos publicadas por Ariana Grande en Instagram.

Asimismo, otro de los productores que podrían estar envueltos en el proceso de creación del disco es Savan Kotecha. Aunque aún no hay confirmación oficial por parte de la cantante, el músico ha dado like a un tuit donde unas botas están llenas de fuego: «Ariana Grande saliendo del estudio tras hacer el single principal de AG7». Algunas de las canciones en las que ha colaborado son ‘God is a woman’, ‘no tears left to cry’, ‘Into You’ y ‘Side to Side’.

A la espera de que Ariana Grande anuncie la fecha que ponga fin a su sequía musical desde 2020 (a excepción de los ya comunes remixes con The Weeknd), solo quedan las teorías acerca de cómo será su futuro sonido y si logrará estar a la altura de las mejores canciones de la artista. Se puede decir, con casi total seguridad, que 2024 pondrá respuesta a esa incógnita.

Brenda Lee y Mariah Carey, reinas de la Navidad en EEUU

0

El reinado de Mariah Carey durante la Navidad en Estados Unidos lleva siendo indiscutible desde hace ya muchos años. De hecho, ‘All I Want for Christmas Is You’ se ha convertido en el villancico por excelencia. No hay nadie que se quede sin escuchar esa canción en diciembre (últimamente hasta en noviembre). Sin embargo, este 2023 le ha salido una compañera de trono: Brenda Lee con ‘Rockin’ Around the Christmas Tree’.

65 años después de su lanzamiento, ‘Rockin’ Around the Christmas Tree’ ha logrado por fin el número 1 en el Hot 100 de Billboard. Lo hizo en la primera semana de diciembre, siendo así el primer villancico del año en encabezar la lista de éxitos del país norteamericano. La hazaña, además, supuso el tercer número 1 de Brenda Lee y el primero desde 1960.

«Me gusta que Dios me haya dado el favor de poder apartarme, mirar y saber que no fui solo yo; que es un conglomerado de mucha gente que hizo de la canción lo que es», contó Brenda Lee a Billboard tras la revelación del top 1. La fiesta se prologó hasta una segunda semana, cuando Lee, que hoy tiene 79 años, consiguió ampliar una semana más su marca como la artista de mayor edad en haber encabezado el Hot 100.

El año pasado para ese entonces, Mariah Carey ya era número 1 en la lista de éxitos de Estados Unidos con ‘All I Want for Christmas Is You’. Aunque haya tenido que esperar a mediados de diciembre para cosechar otra semana en el número 1, la artista ha logrado acumular su decimocuarta semana en la cima durante esta Navidad, siendo dos de ellas parte de este 2023. Su éxito, pese a que ya es imparable y descomunal, empezó en 2019 con el primer top 1 del tema. Desde entonces, ha estado en la cima ese año (durante tres semanas), en 2020 (dos semanas), en 2021 (tres semanas), en 2022 (cuatro semanas) y en 2023 (dos semanas hasta la fecha).

Con el mismo número de días en el número 1 en Estados Unidos, Brenda Lee y Mariah Carey han sido la voz de estas Navidades. Aunque el impacto de Carey es más global que el de Lee, ambas han dominado también mundialmente: ‘All I Want for Christmas Is You’ cosechó 23,7 millones de reproducciones en Spotify en Nochebuena, día de mayor consumo que Navidad en plataformas de streaming, mientras que ‘Rockin’ Around the Christmas Tree’ se hizo con 18,9 millones de reproducciones. ¿Repetirán éxito de la mano también en 2024?

Pile of Love celebra con ‘Happy To Hide’ que ya no se esconde

0

No suele haber muchos lanzamientos musicales en las semanas finales del año. Sin embargo, este 2023 nos está dejando algunos EPs inesperados con buena acogida: ‘GRX’ de Lola Índigo y ‘Saliendo del Planeta’ de Saiko. Fuera del país también se ha repetido el fenómeno, aunque quizás nombres no tan mainstream. Uno de esos EPs ha llegado de la mano de Pile of Love bajo el nombre ‘Super Sometimes’.

Pile of Love es un grupo formado en Los Ángeles con miembros de bandas como Drug Chuch o Story so Far. Desde entonces, contando con ‘Super Sometimes’ en este 2023, van a proyecto por año: su debut homónimo en 2021 y su EP ‘Flake On The Future’. Este nuevo lanzamiento, producido por Max Epstein, está compuesto por cuatro temas entre los que destaca ‘Happy To Hide’, el elegido como nuevo single y encargado de abrir el proyecto.

Usando el sonido punk característico del grupo desde su creación, ‘Happy To Hide’ es una canción de desamor que no se siente como tal. Y no lo hace porque, como bien muestra el título de la misma, apenas hay tristeza ante la ruptura o la separación de un antiguo amor. «Estoy feliz de esconderme», canta el grupo en el estribillo, «estoy feliz de irme sin despedirme», continúa. Sin sentirse en la necesidad de cerrar ningún capítulo, Pile of Love mira con optimismo el futuro.

La magia de ‘Happy To Hide’ es, sin duda, la indiferencia que derrocha cada uno de sus versos y el perfecto acompañamiento que hace su instrumental. El tema es un adiós, pero un adiós que está casi más destinado al propio emisor que al receptor. Pese a que el cantante confiesa que está «retorcido en viejas creencias», constantemente se pregunta: «¿Me creerías si dijera que no puedo llorar?». No hay ni una sola palabra que el cantante pueda decir para que su amante cambie de opinión, pero no lo hay porque el cantante tampoco quiere que la haya. ‘Happy To Hide’ es la música que da la bienvenida a un nuevo comienzo.

Paradójicamente con lo que narra la canción, Pile of Love continúa sumando oyentes a medida que sale de su escondite y se da a conocer. Su álbum debut, que salió en 2021, fue una carta de presentación que vio la luz sin promoción. Nadie conocía a Pile of Love antes de la publicación de su disco debut porque ambas cosas llegaron de la mano. Ahora, más de dos años después, Pile of Love está feliz de estar cada vez menos escondido… aunque sea gracias a canciones que lleven por título ‘Happy To Hide’.

‘Fallen Leaves’: una adorable comedia romántica con el sello de Kaurismaki

Cuatro décadas detrás de las cámaras y Aki Kaurismaki continúa a lo suyo: totalmente ajeno a modas y fiel a su visión humanista reflejada mediante personajes desamparados en su propia soledad. El cine del finlandés, lejos de resultar deprimente, se esfuerza constantemente en encontrar la luz en un mundo a menudo hostil. Su foco siempre suele estar en los problemas de la clase obrera, pero a diferencia de la mayoría del cine social, el director se preocupa sobre todo de los sentimientos de sus personajes y sus relaciones más que en el activismo a una escala mayor.

‘Fallen Leaves’ presenta a Ansa, una mujer de mediana edad que vive soltera en su apartamento de Helsinki y trabaja en un supermercado por un salario precario. Su vida es monótona y gris, y además, no tardará en quedarse sin empleo por no obedecer la norma absurda de la empresa de tirar la comida recién caducada en vez de poder llevársela ella misma a casa o dársela a los mendigos. En una noche en un karaoke conoce de forma repentina a Holappa, un trabajador de la construcción que tiene serios problemas con la bebida. Ambas almas solitarias se encuentran y comienzan un romance al más puro estilo Kaurismaki.

El cineasta compone su clásica atmósfera extraña y tierna donde sus personajes apenas hablan, pero en esa ausencia de diálogos y en esa peculiar forma de comportarse es donde reside lo valioso de todo su cine, donde siempre encuentra un acercamiento único al retrato de las emociones humanas. Su nueva película no ofrece nada particularmente novedoso a su universo ni revela una historia que busque ser imprevisible, sino que se trata de una cinta que cree firmemente en la fuerza de la simpleza de su guion y en una historia universal para arrebatar el corazón del público. Y Kaurismaki lo consigue, con su inimitable cualidad para la comedia, con ese sentido del humor tan característico y adorable que solo podría ocurrírsele a él.

Pese a que ‘Fallen Leaves’ se centre en una historia romántica, hay un fuerte trasfondo sociopolítico que sobrevuela toda la propuesta. La guerra de Ucrania está constantemente en el fondo, añadiendo aún más tristeza al poco prometedor entorno en el que se mueven los personajes. También, el discurso social se cuela, sin nunca avasallar, en las acciones a las que tienen que enfrentarse y al desamparo en el que viven.

Pero al fin y al cabo, estamos ante una comedia, por lo que el dramatismo no llega a impregnar nunca el relato y, triunfa por encima de todo, la extrema ternura con la que el director narra la historia de sus dos protagonistas, cuya primera cita como tal se da en una filmoteca y deriva en la mejor escena de toda la película. Entre las referencias cinéfilas que se acumulan en esos pocos minutos, hay un desternillante chiste sobre Bresson y un improbable homenaje a Jim Jarmusch dignos de aplauso.

‘Fallen Leaves’ no será la película más sorprendente del año (ni lo pretende), pero en su aparente frialdad esconde la calidez del más acogedor de los abrazos. Una historia clásica, contada con estilo y gracia, sobre el misterioso poder del amor. Y del cine.

Robe, número 1 en España justo antes de Navidad

0

En la semana en que se recopilan los datos correspondientes a los días previos a Navidad (del 15 al 21 de diciembre), el disco más vendido del país es sorprendente. Se trata de ‘Se nos lleva el aire’ de Robe, bajo la edición de El Dromedario Records (y no de ninguna multinacional). Robe tiene una larga trayectoria de fidelidad en el país, con varios números 1 a sus espaldas, tanto dentro como fuera de Extremoduro, y este álbum no es una excepción pese a la competencia navideña. De hecho, el anterior ‘Mayéutica’ reaparece por el top 98 en la que llega a ser su 86ª semana en la tabla (por algo es disco de oro). El nuevo ’Se nos lleva el aire’ lidera también la tabla de vinilos más populares.

En el puesto 2 se mantiene, incluso con la subida de copias más voluminosa de la semana, ‘Desbarajuste piramidal’ de El Último de la Fila, ya certificado como disco de oro. La medalla de bronce es para ‘La canción que nunca viste’ de Antonio Orozco, que aparece en el número 3.

Las entradas en el top 10 se completan con ‘Antes de que amanezca’ de Morat, que llega justo al puesto 10. Lola Indigo llega al puesto 16 con ‘GRX’ pese a que en su EP falta el tema con Saiko, que no llegará hasta 2024.

La gala 3 de OT 2023 aparece en el puesto 33, y ‘Saliendo del planeta’ de Saiko es puesto 46. ‘La espalda del sol’ de Diego 900 puede llegar al puesto 68 (hay colaboraciones con Natalia Lacunza o Abhir Hathi), ‘Soy gitano’ de Camarón de la Isla al puesto 80 y ‘El Príncipe 2’ de Cosculluela al número 99.

Hay varias reentradas en el top 100, por parte de Tina Turner, El Barrio, Coque Malla, Miley Cyrus, Leiva… aunque quizá la más inesperada es la de Rodrigo Cuevas con ‘Manual de Romería’, en el mismísimo top 100. Es su 6ª semana en lista, la primera de las cuales llegó al número 9.

Saiko y Yandel, entrada más alta en España con ‘Corleone’

1

El fenómeno en torno al granadino Saiko continúa más fuerte que nunca. El artista, que se ha convertido en una de las grandes revelaciones de este 2023 gracias a su tema ‘Reina’ con Mora, el remix de ‘Polaris’ o el sleeper hit ‘Cosas que no te dije’, va a cerrar el año con la entrada más alta de la semana en España. Lo hace de la mano de Yandel con ‘Corleone’, una canción de reguetón del EP ‘Saliendo del Planeta’ que debuta directa en el número 16. Otra de las canciones del EP, ‘Extasisssssss’, entra en el 54.

Aunque Dellafuente y Morad continúan en el número 1 de España con ‘Manos Rotas’, hay lugar en la lista para otro de los EP protagonistas de la semana: ‘GRX’ de Lola Índigo. En el puesto 17 destaca el éxito instantáneo ‘Yo Tengo Un Novio’ junto a La Zowi, mientras que en la posición 28 mete su colaboración ‘El Condenao’ con Maka.

Otra de las canciones más reproducidas de la semana pasada fue ‘TQMQA’ de Eladio Carrión, un homenaje a su familia con sonidos tropicales que entra en el puesto 22. Más abajo se hace notar la colaboración ‘No Te Quieren Conmigo’ de Lunay y Luar La L en el 33. Además, Bad Gyal logra entrar por los pelos dentro del top 50 con su nuevo tema ‘Give Me’, una de las canciones del día de JNSP.

Impulsada por los tres conciertos que prepara en el Bernabéu para el próximo verano, Karol G mete ‘qué chimba de vida’ en el 61, la canción con la que la artista celebra uno de sus mejores años. La última entrada de la semana se la adjudican RVFV y Beny JR con ‘Ten Cuidao’, que debuta en el número 75.





Kanye West pide perdón a los judíos por su antisemitismo

0

Kanye West vuelve a ser noticia por sus declaraciones políticas en lugar de por su música, que sigue retrasando tras polémicas con Nicki Minaj. En esta ocasión, el rapero ha sorprendido en redes sociales con un comunicado en el que pide disculpas a la comunidad judía por sus comentarios antisemitas.

«Pido sinceras disculpas a la comunidad judía por cualquier ofensa involuntaria causada por mis palabras o acciones. No era mi intención herir ni faltar al respeto, y lamento profundamente cualquier dolor que haya podido causar», ha escrito Kanye West en Instagram en hebreo. «Me comprometo a aprender de esta experiencia para garantizar una mayor sensibilidad y comprensión en el futuro. Vuestro perdón es importante para mí y me comprometo a enmendarlo y a promover una mayor unidad», ha continuado.

Esta no es la primera vez que Kanye West es acusado de comentarios antisemitas, pues ya fue expulsado por ello de redes sociales hace más de un año. Sin embargo, siempre se había negado a disculparse por estos comentarios cuando se le solicitaba hacerlo, provocando que su sello discográfico o sus marcas lo abandonaran.

El mes pasado, West hizo referencia por primera vez a las acusaciones de antisemitismo en una canción: ‘Vultures’. Se trata de su primer tema desde las acusaciones iniciales en octubre de 2022 y, aunque aún no se ha publicado en streaming, se escuchó en exclusiva en una emisora de radio de Chicago. «¿Cómo que soy antisemita?», rapea en un momento de la canción. «Acabo de follarme a una zorra judía».

Bad Gyal se pone un vestido de Beyoncé en la espléndida ‘Give Me’

0

Bad Gyal está calentando de cara al lanzamiento del que se va a considerar su primer disco, ‘La Joia’. Y nunca mejor dicho, porque lo que nos ha entregado Alba Farelo en este frío mes de diciembre es uno de sus temas más soleados y paradisíacos, lo cual teniendo en cuenta su histórica relación con Jamaica, es mucho decir.

Envuelta en ritmos afrobeat, ‘Give Me’ nos habla de un amor escapista («Quedemos solos, así no nos buscan / Lo hacemo’ all night, no lo hacemo’ two times»), en el que el sexo se mezcla con los porros («Yo un porro y él prende un Phillie / Después me va a quitar el bikini»). La sencilla pero preciosa producción ha reunido por primera vez a Scott Storch y Nely El Arma Secreta, que ya habían trabajado con la artista por separado (Storch en ‘Zorra’ o ‘Slim Thick’ y Nely en ‘Judas’).

El estribillo «Él se arrebata viéndolo botar / Tiene algo que me mata» garantiza un nuevo éxito para Bad Gyal en las listas. Pese a la proliferación de villancicos estos días, el tema resiste en el top 200 de Spotify España, por lo que suponemos que con la llegada del nuevo año, subirá. Os recordamos que el disco que incluye ‘Give Me’ se considerará el debut oficial de Bad Gyal, incluso a pesar de las diferentes mixtapes que a lo largo de los años nos ha venido regalando.

La portada del single ‘Give Me’ es obra de Sheila Janet Pinas, responsable de todo el universo fotográfico del álbum ‘La Joia’. En ella Bad Gyal aparece con un vestido de la colección SS 2002 de Esteban Cortázar visto también en la portada de ‘Naughty Girl’ (2003) de Beyoncé. Con esta referencia la artista consigue cerrar, junto a la tipografía, una estética R&B 90’s presente en todo el imaginario del disco.

M.I.A. regala el mixtape ‘Bells Collection’ por Navidad

0

Las Navidades sacan lo mejor de cada uno. Si no, que se lo pregunten a M.I.A., que acaba de regalar a sus seguidores un mixtape con hasta 16 nuevas canciones. Lo de «regalar» es, además, de forma literal: la artista ha publicado el mixtape en su página web para que cualquiera pueda escucharlo de forma gratuita.

‘Bells Collection’, mixtape que M.I.A. empezó a grabar a principios de mes en Londres y que incluye su reciente canción ‘Free Pali’ en defensa de Palestina, está compuesto por 16 temas en los que colabora, entre otros, con Skrillex, Blaqstarr y Troy Baker.

«Os presento un regalo de Oriente, estrella de las maravillas, estrella de la noche. Belleza. Brillante. Sagrada. Cósmica. Magnética. Una colaboración con Dios. Edición limitada, escúchalo solo en ohmni.com. Si quieres compartir este regalo, haz clic en enviar, ¡a tu amigo! ¡Feliz Navidad! Jesús nos salva», ha comunicado la artista para presentar ‘Bells Collection’.

La sorpresa navideña de M.I.A. coincide con su reciente confesión como «cristiana conversa» en una entrevista para Zane Lowe en Apple Music 1. Además, este supone su nuevo gran lanzamiento tras la publicación de su álbum lanzó su álbum ‘Mata’ en otoño de 2022.

Lil Uzi Vert dejará de hacer música para hacer ropa de mujer

0

Lil Uzi Vert, uno de los principales raperos de Estados Unidos, dejará de estar en el punto de mira muy pronto. O, al menos, dejará de estarlo por lo que se le conoce actualmente: por hacer música. El rapero quiere centrarse en la confección de ropa femenina.

Según confirma TMZ, Lil Uzi Vert «ya no siente la presión de hacer álbumes y cree que su nueva vocación es crear ropa de mujer». El artista, que tiene un nuevo disco en camino, ha anunciado que será el último de su carrera musical. «Quiero hacer música, me encanta hacer música, pero no quiero hacer más música así», ha comentado, añadiendo que «lo que quiere es hacer música de mujer».

El cantante también ha confesado a TMZ que ya ha comenzado construcción de la oficina central de su empresa de ropa, por lo que su futuro proyecto va muy en serio y podría dar el pistoletazo de salida antes de lo esperado. No obstante, antes de que eso suceda tendrá que centrarse en el lanzamiento de ‘Luv Is Rage 3’, que aún no tiene fecha de salida.

El rapero ya hizo alusión a su retirada de la música en uno de los conciertos que ofreció en octubre: «Después de sacar ‘Luv Is Rage 3’ supongo que haré otra gira. Pero, después de eso, quiero intentar vivir una vida normal. Gracias por todo vuestro apoyo y gracias por apoyarme en mi decisión. Me aseguraré esta vez de darlo todo en ‘Luv Is Rage 3’ porque tenemos un legado que mantener. Gracias».

Pese al futuro poco prometedor que tiene Lil Uzi Vert en la industria musical, el rapero participó en el reciente disco de Nicki Minaj colaborando en ‘Everybody’, el tema 11 del álbum. Es una de las canciones que mejor han funcionado en streaming desde su publicación, acumulando ya 20 millones de reproducciones solo en Spotify.

‘La sociedad de la nieve’: Bayona, más Spielberg que nunca en su camino al Oscar

0

Podemos hablar de Juan Antonio Bayona como la persona que consiguió que durante unos años Belén Rueda se convirtiese en la scream queen nacional. O como la persona que ha currado con Camela y con Sigourney Weaver. O como la persona que consiguió un taquillazo internacional con una película española, y que en ella “nos descubrió” a un chiquito llamado Tom Holland. O como el único español en el top 20 mundial de las películas más taquilleras de la historia, al haber dirigido la quinta entrega de ‘Parque Jurásico’.

En resumidas cuentas, hablar de Bayona es prácticamente hablar de un milagro, si eres un español que quiere dedicarse a la dirección –o, si quieres una palabra laica, excepción-. Un poco como si un avión se estrella en Los Andes y, tras pasar el invierno, sigue habiendo supervivientes. Una excepción. O un milagro.

‘La sociedad de la nieve’ se pudo ver en nuestro país por primera vez en el Festival de San Sebastián. Llega ahora a los cines y, desde enero, a Netflix. Y lo hace con una historia conocida: el avión del equipo de rugby del colegio Stella Maris (sí, Stella Maris) se estrella en Los Andes, y las autoridades no tardan mucho en dejar de buscarlos, al dar por imposible que sobrevivan en unas condiciones tan extremas, y más en pleno invierno. Muchos mueren, por supuesto. Pero hubo supervivientes. ¿Cómo? Imagino que no es spoiler decirlo por lo famoso del caso, pero, por si acaso, lo dejo ahí. Muchos, como yo, lo sabrán porque alguna tarde de fin de semana se quedaron a ver en la tele una película llamada ‘¡Viven!’. Una película que, curiosamente, es de las pocas dirigidas por Frank Marshall, al que se conoce más por su labor como productor: ‘ET’, ‘El sexto sentido’ o las sagas de ‘Indiana Jones‘ y ‘Regreso al futuro’ son solo algunas de las que encontramos en su impresionante currículum.

Pero los supervivientes no estaban muy contentos con ‘¡Viven!’. Al fin y al cabo, relataba una historia real de unos uruguayos que, cosas del cine, tenían el rostro de estadounidenses como Ethan Hawke, hablaban en inglés y llevaban a la gran pantalla el libro de un inglés, el periodista Piers Paul Read. Pero también porque aquella se centraba en los dos “héroes”, cuando una de las claves de ese relato de supervivencia había sido la comunidad creada, y la ayuda que se prestaron entre todos. Sobre lo primero, Bayona lo tenía claro: pese a su trayectoria, le ha costado encontrar financiación para la peli (más de diez años llevaba en ello) porque estaba empeñado en rodarla en español. ‘Lo Imposible‘ contaba la historia real de una familia española, sí, pero es innegable que, si se pudo rodar con ese presupuesto, y si se convirtió en ese éxito, fue por estar rodada en inglés, con Naomi Watts y Ewan McGregor como protagonistas. Aquí, Bayona ha contado con un estadounidense para la excelente banda sonora (Michael Giacchino, nada más y nada menos), pero ha querido adaptar el libro del uruguayo Pablo Vierci, y contar con un cast completamente latino: Agustín Pardella, Matías Recalt (que compite con Omar Banana o La Dani por el Goya a Actor Revelación), Enzo Vogrincic o el cantante Louta son algunos de los protagonistas.

Y en ese “algunos” está el segundo punto, que también ha querido enmendar el catalán: quería “trabajar la grupalidad, que no hubiera grandes protagonismos, que todos de alguna manera fueran parte fundamental del grupo”. Bayona llegó a rodar 50 horas de entrevistas con los supervivientes (y muchas más no filmadas, dice) para intentar acercarse lo máximo posible a la hora de transmitir su experiencia. La cosa es que, precisamente por el empeño en no destacar personajes, cuesta mucho que el espectador llegue a conocerlos bien, y se acerque emocionalmente a ellos. Lo que en una miniserie habría funcionado, aquí se queda corto, y demuestra que, pese a ser quizás su película “más Spielberg”, Bayona falla en algo que al estadounidense siempre se la ha dado de fábula: la conexión emocional con el espectador. Durante la magnífica secuencia del accidente -quizás de lo mejor que ha dirigido Bayona- estamos al borde del infarto, pero la cercanía con los personajes es ya otro cantar. En esos Andes (casi todo Sierra Nevada, por cierto) se transmite muy bien la hazaña de supervivencia, pero no las hazañas personales.

Otra de las críticas ha ido por la casi ausencia de personajes femeninos (y el nulo papel de los que hay), y por la heterosexualidad de todos los personajes masculinos. No es que haya que hacer una relectura forzando cosas para “representar” y que quede woke, no es esto Netflix (¡espera, sí que es Netflix!), pero en parte entiendo el punto: es cuanto menos curioso que, entre tantísimos tíos, NI UNO, aunque sea por pura estadística, sintiese algo más por otro de su equipo. Y ya aún sin hablar de sexualidad, sino de afecto y fraternidad: siendo una película que explora tan claramente la amistad masculina en condiciones extremas, parece que para algunas cosas no se ha ambientado en los 70, sino que se ha rodado en los 70. En cualquier caso, ‘La sociedad de la nieve’ será otro éxito de Bayona, y no solo en taquilla: es la película elegida para representarnos en los Oscar, y de momento va por muy buen camino, estando nominada a los Globos de Oro y a los Critics Choice Awards.

Gracias al tirón de Bayona, a la mastodóntica maquinaria de Netflix y al tiro en el pie de Francia (eligió ‘A fuego lento’ en lugar de ‘Anatomía de una caída’, y ahora es ésta la que está triunfando allá por donde va, y puede colarse en Mejor Película y Mejor Actriz), ‘La sociedad de la nieve’ tiene serias posibilidades de ser una de las nominadas. Digo más: a la lista de hazañas conseguidas por Bayona que enumerábamos al principio, quizás en unos meses podamos añadir que se une a Almodóvar y Amenábar en ser los únicos españoles de este siglo en llevarse el Oscar a Mejor Película de habla no inglesa. ¿Habrá milagro?

Soto Asa / Sweg 777

1

En la reseña de ‘Super Sintiendo 64‘, nos alegrábamos de tener una continuación a ‘Coupé’ tras multitud de temas sueltos lanzados por Soto Asa en estos años. Pues bien, 2023 nos ha sorprendido con no uno sino dos discos de Álvaro Soto. Aunque este ‘Sweg 777’ es un tanto particular: cinco de las canciones son inéditas, pero las otras cinco son viejas conocidas de los fans, ya que fueron apareciendo entre ‘Down Music’ y ‘Coupé’.

Tanto en unas como en otras, ‘Sweg 777’ supone un “regreso” de Soto al trap. Nunca se fue realmente, pero es cierto que le teníamos mucho más centrado en su particular fusión de reggaeton con electrónica. El espíritu de La Vendición está más vivo aquí que en cualquiera de sus últimos trabajos, y de hecho se acompaña en la producción de Feniko, Dot Wave, Young Taylor, Jeke Mamoneos, Tete, Jacob Lethal, Otaku Beatz, Santos Santana, Lexi Banks, FrEeZe MuZiK… o incluso Marvin Cruz. La persona detrás de dos temazos como ‘Empezar de cero’ de Yung Beef y La Zowi o ‘Million Dollar Baby’ de Cecilio G (y que también ha currado para gente como Playboi Carti), firmó junto a Soto ‘Flexxxxxx’, uno de los mejores cortes del disco.

Otros de los temas destacados son ‘Sweg like me’, con un aire a sci-fi noventero en su producción que sienta genial a Soto, el piano de ‘Taoke’ o el punto futurista de ‘Bill Gates’, que recuerda a lo que hizo Albany en el recomendable ‘XXX’. Precisamente al final de ésta hay un tímido gag (la combinación de “acabo de ganar un millón de dólares” con su mítico “damn, son”) que es común en los temas de su colega Yung Beef pero no tanto en los suyos. Y es que en ‘Sweg 777’ también hay espacio para esto… y para un Soto algo más vulnerable, ese que hemos visto en momentos como ‘Gibraltar’ o el que puede ser su gran clásico, ‘Smartphone’.

No en vano, esta colección se cierra con ‘Duele’, donde escuchamos cosas como “no soy Dios pero trato de salvarte” o “vuelve, aunque estaré en otra parte, no cuentes con verme”, y se abre con el autor de ‘Kiyaera’ diciendo “hoy he recibido diez llamadas / y ninguna me importaba / ninguna colocaba” en ‘Ki 777’. En definitiva, ‘Sweg 777’ es un regalo pre-navideño del ceutí a sus fans, pues luego ha vuelto a la tónica de su última era con ‘Y4M4’, más reggaetonera, y ‘Malai’, más electrónica – y ambas, dos temazos. Buena idea ofrecer un poco de aquí y de allí para ir acompañando la ambiciosa gira que le llevará por distintos puntos de nuestro país (incluyendo el Palau y el Wizink), y en la que Soto sorteará un Coupé entre quienes vayan a verle.

La influencia de George Michael

0

Con ‘Last Christmas’ asentada en el número 1 de singles en Reino Unido un año más, y cuando se cumplen 7 años del fallecimiento de su autor, solo podíamos dedicar el podcast especial de esta Navidad a George Michael. El artista comenzaba su carrera en Wham!, lo que parecía una boyband pero no lo era, junto a su amigo del alma Andrew Ridgeley. Ya de sus primeros tiempos proceden canciones que se convertirían en clásicos populares como ‘Wake Me Up Before You Go Go’ o ‘Club Tropicana’, además del tema firmado en solitario llamado ‘Careless Whisper’.

Precisamente ‘Careless Whispers’ se llama el libro que ha publicado Liburuak. Robert Steele ha escrito una nutrida biografía en la que no solo cuenta los entresijos de la vida del cantante, sino que analiza su posición en la industria musical. Su complejo de inferioridad como artista, su necesidad de ser reconocido como un artista maduro incluso a los 20 años, su progresiva salida del armario incluso para sí mismo, su admiración hacia la cultura negra que le valió críticas al hacerse con Grammys en la categoría R&B… son cuestiones que aparecen en tal libro y tratamos en esta amplia hora de podcast.

El rebranding que supuso ‘Faith’, la anticomercialidad de ‘Listen Without Prejudice Vol. 1’ y el gran paso adelante que supuso ‘Older’ aunque fuera acompañado de la pérdida del público estadounidense son otros de los puntos tratados en este capítulo, con el que os deseamos una muy feliz navidad.

DORA, entre el anhelo y el despecho en ‘Nada que perder’

0

Hacía tiempo que no sabíamos nada de DORA, pero este mes de diciembre, la cantante y actriz ha sacado su primer single en año y medio, y ha vuelto a brillar de una manera muy diferente a la que lo hizo en ‘Oxena’.

Se trata de ‘Nada que perder’, un tema de ecos soul-pop con cierto poso 90’s que algunos podrían entender también como próximo al sonido Mac DeMarco. Es nuestra Canción del Día para esta jornada navideña. Pional vuelve a acompañar a DORA en esta canción en Spanglish (ese «baby I can’t hold you»), que suma cierta cadencia de los años 80 en su ritmo casi electropop, si bien es cierto que su fraseo se vincula más al R&B.

La interpretación vocal tan anhelante, junto a la portada del single, está en sintonía con una letra marcada por el deseo y el despecho: de «Si te quedas en mi cama no me mires así» a «Para mí no vales nada». DORA habla de un «callejón sin salida» con una melodía reluciente que paradójicamente se asemeja a una puerta para el mismo.

Según nota de prensa, ‘Nada que perder’ es la introducción para un «2024 cargado de música y que confirmará a DORA como uno de los nombres fundamentales para entender las derivas del nuevo pop estatal».

‘Wonka’ es la peli perfecta para estas Navidades

1

Charlie y la fábrica de chocolate‘ de Roald Dahl ha conocido ya tres adaptaciones de carne y hueso en el cine: la primera con el mítico Gene Wilder en 1971, la versión de Tim Burton de 2005, con Johnny Depp encarnando a Willy Wonka… y ahora ésta. Había muchas expectativas puestas en esta tercera versión, pero muchas de ellas lo que esperaban no era precisamente positivo, sino un absoluto circo, un poco como aquella cosa llamada ‘Cats‘ de hace un par de años. Pues bien, en absoluto es así.

Después de enamorar con las dos entregas de ‘Paddington’, el británico Paul King decidía no convertir la saga en una trilogía (al menos por el momento) para dedicarse a adaptar el conocidísimo cuento del autor de ‘Matilda’ o ‘James y el melocotón gigante’. Lo hace contando de nuevo en el guión con Simon Farnaby, y con dos grandes nombres de las Islas como Seamus McGarvey encargándose de la fotografía (lo hizo en ‘Expiación’ o ‘Animales nocturnos’), y Nathan Crowley, colaborador habitual de Nolan, encargándose del diseño de producción, aspecto importantísimo en una película que, a diferencia de otras, sabe cuál es la línea entre ofrecer una imagen majestuosa, colorida y dinámica… y ser un fast-food de TikTok. Y que sabe ser un musical (con Neil Hannon y Joby Talbot a cargo de las canciones) que pueda gustar incluso a quienes no son muy fans de este género.

Porque, como ‘A Single Man’ cuando pretendía que creyeras que la historia iba de un romance entre Colin Firth y Julianne Moore, ‘Wonka’ ha tenido que venderse evitando decir la palabra “musical” (los ejecutivos hollywoodienses tienen pesadillas con ella). Pero sí, ‘Wonka’ es un musical. Sí, ‘Wonka’ es una película para niños y una película “para toda la familia”. Y es buenísima. Como los grandes clásicos navideños, ‘Wonka’ encantará a los niños pequeños, pero también tiene el poder para atraer al adulto más descreído. Tiene el poder para ofrecer un relato tierno y esperanzador sin caer en lo empalagoso (especialmente chungo con tanta referencia a chocolates y azúcares), una historia tradicional de aventuras y amistad, con espacio para unos cuantos dardos políticos envueltos en chucherías, y una colección de dobles sentidos y humor más adulto sostenido especialmente por los personajes de Olivia Colman y Tom Davis. Lo cual nos lleva a otro de los grandes aciertos de la cinta: su reparto.

Evidentemente, el principal responsable de que todo vaya como la seda es Timothée Chalamet, actualmente nominado al Globo de Oro por este papel. Se le podrán hacer todos los memes del mundo, se podrá ironizar sobre sus vibras de sadboi (Greta Gerwig le sacó partido a esto como nadie en ‘Lady Bird’), su estatus de sex symbol podrá seguir siendo un misterio para mucha gente (not my case) pero, a la hora de la verdad, Timoteo se transforma cuando le pones una cámara delante. Se la come.

El carisma de Chalamet es uno de los encargados de que el espectador de el salto de fe que la peli le pide para entregarse al 100% a este viaje y, por tanto, salir emocionado de él, como le emocionaba una buena peli de navideña de pequeño. Pero Chalamet está muy bien acompañado: además de los mencionados Colman y Davis, el reparto se completa con el descubrimiento Calah Lane, con unos divertidísimos Rowan Atkinson, Paterson Joseph, Keean-Michael Key, Matt Lucas, Matthew Baynton y, ojo, con el mismísimo Hugh Grant haciendo de Oompa-Loompa, un papel que ha odiado y para el que, igual justo por eso, resulta perfecto. En definitiva, si quieres llevar al cine estas navidades a tu hermano pequeño/sobrino/hijo de un amigo, ‘Wonka’ es una estupenda idea. Y si quieres ir tú al cine, también.

Forest Swords / Bolted

Conocimos a Forest Swords allá por 2010 con el lanzamiento de ‘Dagger Paths’, elegido Disco del Año por FACT Magazine (oficialmente es un EP, aunque dura lo mismo que un LP, 42 minutos). El sonido de Matthew Barnes era mucho más que witch-house, o que post-dubstep, o que esa cosa llamada electrónica paisajista. Era todo eso, pero también era mucho más. Porque Barnes, natural de Liverpool, era un auténtico escultor del sonido, y también un viajero, pues su música se aventuraba a explorar profundidades a las que la mayoría no se atrevía a llegar.

Los siguientes años fueron de consolidación. ‘Engravings’ (2013), el debut oficial de Forest Swords, es una obra maestra de ese tipo de electrónica que evoca eras ancestrales. Mezclado al aire libre, de hecho, en pleno bosque, es una colección de auténticas catedrales sonoras donde las diferentes capas de percusión y melodía crean aventuras sonoras excitantes y sublimes. En ‘Compassion’ (2017), Barnes dejó entrar la luz, pero los fantasmas que siempre han pululado por su obra no se fueron a ningún sitio.

La enorme aportación de Forest Swords a la música electrónica, su elegante y barroca visión, no se mide solo en su talento como productor, sino también en su capacidad para componer canciones impresionantes como ‘Thor’s Stone’, ‘Friends, I Will Never Learn’ o ‘Raw Language’.

En ‘Bolted’ , Forest Swords elige un camino más oscuro y obtuso, impenetrable incluso, por momentos, pero igual de intrigante y fascinante que siempre. Grabado dentro de una fábrica abandonada, mientras Barnes lidiaba con una lesión de rodilla que le provocaba “cantidades psicodélicas de dolor”, ‘Bolted’ explora una faceta bélica e industrial de Forest Swords: las percusiones suenan frías como el acero, retumbando como lo harían dentro de esa misma fábrica; las distorsiones extremadamente ásperas, las voces sampleadas desangeladas, luchando por hacerse oír a través de la densa bruma de sonido.

Con esta materia prima, Barnes construye en ‘Bolted’ nuevas excursiones electrónicas hacia mundos desconocidos y aterradores. La guerra, tristemente, es evocada en la tremebunda pista inicial ‘Munitions’ (el lanzamiento del disco es previo al estallido del conflicto entre Israel y Palestina) o en la imponente marcha militar de ‘The Low’. Las voces, en el caso de ‘Butterfly Effect’, rescatada de una grabación inédita de Neneh Cherry, transmiten una profunda desolación, tanto como las majestuosas cuerdas que las acompañan. ‘Rubble’ adquiere un carácter más salvaje y bruto.

Las canciones de ‘Bolted’ pueden ser tan magnéticas como ‘Butterfly Effect’ o la apropiadamente titulada ‘Night Sculpture’. Sin embargo, el diseño de sonido, aunque tremendamente rico, busca la opacidad y hace que las canciones resulten menos inmediatas que las de discos anteriores. La mezcla de campanas y beats volcánicos de ‘Chain Link’, o ese desolador violín que parece caer a cámara lenta en ‘Line Gone Cold’, que cierra el disco sampleando un recitado de Lee “Scratch Perry”, agregan matices enormemente atractivos al viaje de ‘Bolted’, pero no redondean unas canciones que funcionen escuchadas por separado.

En conjunto, eso sí, el viaje de ‘Bolted’ puede dejar tan helado como ese precioso acorde de piano que emerge en ‘End’, poniendo calma a la tensión antes de que el disco acabe oficialmente con la mencionada ‘Line Gone Cold’. ‘Bolted’ suena como si Barnes hubiera intentado meter el bosque mágico de ‘Engravings’ dentro de una fábrica industrial abandonada. Ese diálogo entre lo natural y lo industrial, pocos productores lo capturan de manera tan tremendamente atractiva como Forest Swords. Cuando The Quietus escribe que el disco suena «a la banda sonora y a la película al mismo tiempo», solo queda asentir.

IZARO se dirige «al norte» en su balada a lo The Sundays

2

El Disco de la Semana previa al día de Navidad ha sido ‘cerodenero‘, el nuevo trabajo de IZARO. Tiene mucho sentido que ‘cerodenero’ haya salido en invierno. Por un lado, las fotos promocionales muestran a Izaro Andrés abrigada como si estuviera en el mismísimo Himalaya. El blanco de la nieve es cegador. Por otro, la primera canción -después de la intro- ya mira «al norte».

‘Iparraldera’, «al norte» en vasco (y una de las palabras más bonitas de este idioma), abre ‘cerodenero’ -después de la intro- en clave de balada. La influencia del dream-pop de los 90 se evidencia en una instrumentación que parece inspirada en los Sundays. La melodía vocal, por otro lado, captura esta melancolía propia de los Cranberries de ‘Linger’.

IZARO, una voz absolutamente propia, fuerte como un soldado cuando quiere, como en la también balada ‘aguacero’, incluida en el mismo disco, muestra en ‘Iparraldera’ su lado más vulnerable y ensoñador. En la letra pasa de la desorientación («los años pasan, y no sé si quiero seguir yendo en la misma dirección») a la búsqueda definitiva de un lugar «donde se enderezan todas las almas». Y que, sí, se encuentra al norte, donde IZARO guarda «una casa», un refugio como el de otra canción de su disco.

Decidida a «no perder el norte», IZARO parece aceptar su condición de nómada en el mundo, propia de su oficio, cuando canta que «yo sería de cualquier otro lugar, si allí hubiera nacido, y quiero ver todos los lugares, para sentir miles de versiones de mí». La melodía de ‘Iparraldera’ viene cargada con toda esa melancolía y añoranza que, quizá, IZARO ha sentido encontrándose lejos del hogar. Una añoranza muy navideña, por otro lado, aunque la canción haya salido antes.

Muere Laura Lynch, fundadora de The Chicks

0

Laura Lynch, integrante fundadora de The Chicks, antes llamadas Dixie Chicks, ha muerto en un accidente de tráfico. Tenía 65 años.

«Estamos sin palabras y profundamente apenadas por la marcha de Lynch», comparte The Chicks en un comunicado. «Recordamos con mucho cariño el tiempo que compartimos creando música, riendo y viajando juntas. Laura era una luz brillante, su energía infecciosa y su humor dieron vida a la banda en sus primeros años. Laura tenía un don para el diseño, amaba todo lo relacionado con Texas y los primeros éxitos de la banda, sin Laura, no habrían sido posibles».

Laura Lynch fundó el grupo entonces llamado Dixie Chicks en 1989 junto a Marie Maguire, Emily Trayer y Robin Lynn Macy. En 1993, Macy abandonó la formación y Lynch pasó a ser su vocalista principal. Lynch, además, tocaba el bajo en esta primera iteración de The Chicks previa a su etapa multinacional, y que se dio a conocer tocando en la calle y después en festivales de country y bluegrass locales.

Con Lynch, The Chicks publicó tres discos de manera independiente, ‘Thank Heavens for Dale Evans’ (1990), ‘Little Ol’ Cowgirl’ (1992) y ‘Shouldn’t a Told You That’ (1993), sin demasiado éxito. Buscando dar un paso adelante comercial, a mediados de los 90, Dixie Chicks prescindió de Lynch, acogió a la formación a Natalie Maines, ahora vocalista principal, firmó con Sony Music y, en 1998, publicó el primero de sus discos superventas, ‘Wide Open Spaces’ (1998). Desde entonces, The Chicks ha vendido cerca de 30 millones de álbumes dentro de Estados Unidos y ha ganado 13 premios Grammy, gracias también a los multimillonarios discos ‘Fly’ (1999), ‘Home’ (2002) y ‘Taking the Long Way’ (2006). En concreto, ‘Wide Open Spaces’ y ‘Fly’ son dos de los discos más vendidos de la historia en Estados Unidos.

En 2006, The Chicks protagonizó un enorme escándalo en Estados Unidos al criticar públicamente la invasión de Estados Unidos a Iraq y al hablar en contra del espíritu patriota. Natalie Maines fue la persona que pronunció esas palabras durante un concierto de The Chicks en Londres. The Chicks sufrió de manera inmediata el veto de radios, así como el rechazo de compañeros de gremio y de gran parte de su público, pero aún logró despachar millones de copias de ‘Taking the Long Way’, su trabajo posterior a la polémica.

En 2020, The Chicks publicó su primer disco después de su cambio de nombre, ‘Gaslighter’. El trío prescindía así de un mote («dixie») vinculado con la esclavitud, durante un momento de mayor concienciación frente a la apropiación cultural.

Timothée Chalamet ha escuchado 12 horas de música inédita de Bob Dylan

0

Timothée Chalamet es Willy Wonka estas Navidades, y será Bob Dylan próximamente. ‘A Complete Unknown’, el biopic de Bob Dylan, comenzará a rodarse en agosto, y Chalamet ya se encuentra preparando el personaje con la ayuda del mánager de Bob Dylan, Jeff Rosen, quien ejercerá de productor de la película.

En una entrevista, Chalamet cuenta que Jeff Rosen ha compartido con él una playlist conteniendo «12 horas de música inédita de Bob Dylan» grabada entre 1959 y 1964 para ayudarle a trabajar la caracterización. Chalamet se cura de espanto al afirmar que sus declaraciones pueden «provocar la ira de los fans de Bob Dylan», y muestra ser consciente de su privilegiada posición dentro del universo Dylan, señalando que «siento que tengo oro en mis manos».

No obstante, Chalamet apunta que parte de esa música inédita de Bob Dylan está disponible en internet, por ejemplo, a través del bootleg no oficial ‘The Minnesota Tapes’.

Bajo la dirección de James Mangold, ‘A Complete Unknown’ contará, además, con la participación de Benedict Cumberbatch, que interpretará a Pete Seeger, y Monica Barbaro, que se pondrá en la piel de Joan Baez. Se desconoce qué actor dará vida a Woody Guthrie.

Paralelamente a las declaraciones de Chalamet, estos días ha llegado al mercado -por la puerta de atrás- un disco de descartes de Bob Dylan, grabados para la película ‘Pat Garrett y Billy the Kid’ (1973), cuya banda sonora oficial Dylan compuso.

‘Last Christmas’, por fin número 1 en Reino Unido en Navidad

3

Last Christmas‘ es por primera vez número 1 oficial de Reino Unido en Navidad. 39 años han tenido que pasar para que el éxito imperecedero de WHAM! logre ascender a la primera posición de lista de éxitos de las islas durante la época navideña.

Como recordaréis, ‘Last Christmas’ alcanzó el número 1 de Reino Unido por primera vez en 2021, 36 años después de su lanzamiento, pero aquello pasó a principios de enero, pasada la Navidad. Para el pop británico, el «Christmas Number 1» de ‘Last Christmas’ es un hito.

Andrew Ridgeley, integrante superviviente de WHAM!, ha asegurado que George Michael -autor único de ‘Last Christmas’- escribió ‘Last Christmas’ con toda la intención de que fuera la canción número 1 de la Navidad en Reino Unido. Ahora, por fin, ha cumplido su objetivo.

UK Official Charts indica, por otro lado, que ‘Last Christmas’ ha sido la canción más reproducida en streaming en Reino Unido durante la semana navideña de toda la historia, sumando 13,3 millones de streams en los últimos siete días.

‘Last Christmas’ es una de las cinco canciones más exitosas de la historia en Reino Unido, sumando ventas reales y streamings. Otra de esas cinco canciones de oro es ‘Do They Know It’s Christmas?’ de Band Aid, la misma que evitó que ‘Last Christmas’ llegara inicialmente al número 1 de las islas en 1984.

Podcast: George Michael

Beirut / Hadsel

Beirut ha vuelto a viajar. Su disco de debut de 2006 contenía títulos como ‘Prenzlauerberg’ en honor al conocido barrio de Berlín, ‘Brandenburg’, ‘Postards from Italy’ o ‘Bratislava’. Como Erasmus estadounidense en Europa, fue una especie de Goran Bregovic para el mundo hipster… solo que no era tan hipster después de todo.

Sus siguientes álbumes experimentaron más o menos con la electrónica y las cajas de ritmo, un poco al tímido modo de Magnetic Fields, sin que su marca se terminara de renovar del todo. Entonces llegó 2019 y el mundo se paralizó para Zach Condon, un año antes que para el resto.

Problemas de salud relacionados con su garganta le obligaron a cancelar una gira, y decidió retirarse para pensar. Alquiló una pequeña cabaña en un pueblo al norte de Noruega, se enamoró del órgano que le prestó un vecino, y terminó trasladando allí su estudio de grabación, no sin las consiguientes dificultades logísticas. Más lejos aún, terminó conociendo a un coleccionista de órganos llamado Oddvar que le consiguió colar en la iglesia local, para que pudiera tocar un órgano especial que procedía de principios del siglo XIX. Condon siente que este hallazgo ha sido un «rejuvenecimiento».

‘Hadsel’, cuyo nombre apela a la localidad noruega, es también el tema de apertura en toda su grandeza, suponiendo un inicio carismático y bastante avasallador, que mejora y mucho las expectativas del álbum sobre lo que fue el single 100% Beirut ‘So Many Plans‘. Era aquella una canción bonita y agradable, pero frente a la que era inevitable contestar: «no, no había tantísimos planes». Esas notas al órgano grabadas en sus reiteradas visitas a la iglesia con sus grabadoras e ideas casan perfectamente con el tono melancólico de su música, aquí próxima al Michael Nyman más grandilocuente.

Pero después, el álbum se recuesta casi por completo en el sonido primigenio del artista: el órgano y Noruega no han dejado su marca tanto como se sugiere. Y no es que nadie hubiera querido un disco entero con este instrumento por parte de Beirut, sino que hubiera sido enriquecedor para su repertorio que Hadsel a su vez le hubiera llevado a viajar a más lugares. A alguno que no fuera un pasado tan autocomplaciente como el que escuchamos en ‘Süddeutsches Ton-Bild-Studio’, tema que podría haber estado en su debut (también ha grabado algo de todo esto en su casa de Berlín).

‘The Tern’ y ‘Spillhaugen’ son básicamente sendas canciones de Beach House, mientras los textos nadan en la sencillez más imaginable. «Intenté encontrar un lugar, ya sabes, un lugar al que ir», indica ‘Island Life’, sonando reconfortante son sus guitarra y efectos. Es ‘Hadsel’ un disco adecuado para el recogimiento, y no en sentido figurado. “Al menos siéntate, déjame llenarte la taza” es parte de la letra de ‘Stokmarknes’. ¿Una tacita de chocolate caliente junto a Zach Condon?

Jordan Fish, tecladista de Bring Me the Horizon, deja la banda

1

Bring Me the Horizon ha anunciado que uno de sus integrantes, Jordan Fish, ha dejado la banda. «Bring Me the Horizon y Jordan Fish han decidido tomar caminos separados», ha comunicado Bring Me the Horizon. «Le queremos dar las gracias por el viaje musical que ha tomado con nosotros y le deseamos todo lo mejor en el futuro».

Por su parte, Fish ha escrito que se siente «muy agradecido por los once años que he pasado con la banda» y también «extremadamente orgulloso de todo lo que hemos conseguido juntos».

Fish ha sido miembro oficial de Bring Me the Horizon desde 2013 y su trabajo ha sido clave en la evolución del sonido de Bring Me the Horizon hacia un estilo más electrónico. De hecho, Fish ha estado presente en dos de los discos mejor valorados y más exitosos de la banda británica, ‘Sempiternal (2013) y ‘amo’ (2019), uno de los mejores discos de la década para NME.

Bring Me the Horizon se encuentra trabajando en su próximo álbum de estudio, ‘Post Human: Next Gen’, cuyo lanzamiento, inicialmente marcado para el 17 de septiembre, ha sido pospuesto por «circunstancias imprevistas». Varios singles, como ‘Darkside’, están ya disponibles. El último disco de Bring Me the Horizon, ‘Post Human: Survival Horror’, data de 2020.

Por otro lado, Bring Me the Horizon es uno de los nombres confirmados en el cartel de la próxima edición de Mad Cool.

Softcult trata de encontrar el paraíso en ‘Heaven’

1

Softcult se encamina a cerrar el 2023 buscando el paraíso. El dúo canadiense, compuesto por las gemelas Mercedes y Phoenix Arn-Horn, publicó el EP ‘See You In The Dark’ a principios de año. Ahora, decide concluir el año con ‘Heaven’, una canción que trata de alejarse de esa misma oscuridad. Pero, ¿realmente lo consigue?

El tema es el segundo single que sacan después de dicho EP, pues a este ya le continuó el lanzamiento ‘Haunt You Still’ el pasado noviembre. Sin embargo, el sonido sigue siendo tan misterioso como la canción que le precede. Jugando con los tiempos y destacando con una batería que parece estar aplastada por su propia producción, ‘Heaven’ presenta un rock-indie que se aleja completamente del género que artistas como girl in red están llevando al mainstream.

«Me dieron un cuerpo que no me queda bien / No soporto el punto de vista del espejo», canta Softcult en un tema que hace referencia a la dismorfia corporal. Pese a ello, el aura oscura que envuelve el instrumental se torna de una color más brillante en la letra: «Con un halo a tu alrededor / Me sacaste de la tierra». El dúo pretende imaginar un lugar en el que los sentimientos negativos desaparecen, «prendiéndoles fuego» como sucede en la canción. «Describe un mundo en el que todos somos aceptados por lo que somos, en el que el origen o la identidad de cada uno no dicta cómo somos percibido por la sociedad», ha manifestado Softcult sobre el tema.

Algo bastante llamativo son los cuatro minutos que comprende la canción. Si bien no explota hasta la mitad de la misma, el último minuto es un auténtico vacío que los instrumentos van agigantando cada vez más con un sonido que se desvanece, como si invitaran a la reflexión del oyente. Al final, durante unos largos segundos, simplemente silencio. Es curioso, pues las hermanas de Softcult llegan para proponer algo muy diferente a lo que se viene escuchando ahora. Con su reciente habilidad creativa, no parece que el silencio sea algo que estén dispuestas a guardar.