Inicio Blog Página 979

Wild Beasts / Last Night All My Dreams Came True  

0

Sin que nadie lo esperara, los británicos Wild Beasts anunciaron el pasado septiembre que la banda se disolvía de forma amistosa. Y la noticia surgía después de un discutible ‘Boy King’ editado en 2016 que, pese a sus buenas intenciones, en parte flaqueaba por unas letras que enaltecían sin venir a cuento a los machos alfas primitivos que pululan en nuestra sociedad. De haberse editado aquel álbum ahora con la polémica del #metoo les hubiesen caído aún más palos, sin duda. Pero esa tara en su expediente vista en perspectiva no puede ensuciar toda la valía del cuarteto teniendo en cuenta que disco tras disco, desde que debutara en el formato largo ahora hace una década con ‘Limbo, Panto’, nunca ha editado un disco por debajo del notable. Y lo que es más importante, sonoramente siempre han sido unos inconformistas que no han querido repetir la misma fórmula hasta la extenuación, lo cual se agradece.

Con su despedida ahora nos traen este disco que no es más que un álbum en directo grabado en los estudios RAK londinenses (algo que con anterioridad hicieran otros artistas del sello Domino, como Julia Holter, bajo la etiqueta Domino Documents). De modo que, entendiendo este lanzamiento como un pseudo grandes éxitos, ya que no hay grandes variaciones entre estas versiones en vivo de las de estudio que en su día ya editaron, la sensación que queda tras escuchar ‘Last Night All My Dreams Came True’ es que todavía podría ser aún mejor.

Sin ir más lejos, la presencia de la que para muchos es su gran obra maestra, ‘Smother’, aquí queda relegada únicamente a la mágica ‘Bed of Nails’. Parece mentira que para la ocasión no hayan querido recuperar dos gemas tan enormes como ‘Loop the Loop’ o ‘ Albatross’, y en vez de eso se hayan empeñado en regrabar hasta cinco temas del reciente ‘Boy King’ entre los que se encuentra ese ‘2BU’ que fue tan criticado por la prensa y sus fans por su depredador e innecesario mensaje.

No sabemos si reniegan de ‘Limbo, Panto’, pero lo único que aquí aparece de su debut es una ‘The Devil’s Palace’ que aúna ‘The Devil’s Crayon’ de aquel álbum con aquella ‘Palace’ que aparecía en su disfrutable ‘Present Tense’, el largo con el que afianzaban sus coqueteos con la electrónica. Menos mal que ‘Two Dancers’ sí está mejor representado en esta ocasión hasta en tres ocasiones, incluyendo la siempre a reivindicar ‘Hooting & Howling’ con la que en 2009 muchos fans ajenos a su música hasta entonces empezaron a seguirles la pista de bien cerca.

A pesar de estas decisiones cuestionables sobre el tracklist, ‘Last Night All My Dreams Came True’ funciona correctamente como documento sonoro de lo que la banda fue y seguirá siendo para sus seguidores. No debería extrañarnos que dentro de unos pocos años Wild Beasts vuelvan a la actividad (lo que viene siendo hacerse un LCD Soundsystem: anunciar tu disolución a bombo y platillo para en apenas cuatro años volver a los escenarios y llevártelo calentito como cabeza de cartel de todos los festivales). Pero pase lo que pase, quien esto escribe sí tiene muchas ganas de saber qué camino tomará Hayden Thorpe. Una voz como la suya no merece que nunca se apague.

Calificación: 7/10
Lo mejor: ‘Wanderlust’, ‘Bed of Nails’, ‘Hooting & Howling’
Te gustará si te gustan: volver a recuperar algunos de los mejores temas de la banda, a pesar de hacer demasiado hincapié en su último ‘Boy King’
EscúchaloSpotify

 

Bertrand Cantat, que mató a su novia en 2003, cancela festivales por indignación popular

20

El cantante francés Bertrand Cantat, famoso en Francia por ser líder de la banda de rock Noir Désir, vive una reinserción dura desde que en 2003 matara a golpes a su novia, la actriz Marie Trintignant, en un hotel de Lituania. Cantat fue condenado a ocho años de prisión, de los cuales cumplió cuatro antes de salir en libertad condicional.

Cantat publicó nuevo disco, ‘Amor fati’, en diciembre de 2017, disco que iba a presentar en algunos festivales de verano en Francia, como Papillons de Nuit. Ya no va a ser así.

Como informa Le Monde, Cantat ha decidido retirar su presencia en los festivales en los que estaba anunciado después de las críticas recibidas por su presencia en la programación de estos eventos. Incluso se ha abierto una petición en Change.org que suma casi 75.000 firmas. La petición defiende que la presencia de Cantat en los festivales “normaliza” e incluso “apoya” la violencia de género.

En un comunicado publicado en Facebook, Cantat, de 54 años, ha explicado que “comprende” que su presencia en festivales pueda resultar un problema, pero que él ya ha cumplido su condena sin beneficiarse de privilegios, y además defiende su derecho a la reinserción y el de su público de presenciar su concierto. Sin embargo, apunta que ha decidido no actuar en estos eventos para “poner fin a las polémicas y a la presión que está recibiendo los organizadores”.

Pearl Jam atacan a Donald Trump en la pegadiza ‘Can’t Deny Me’

3

¿Llegarán Pearl Jam a Mad Cool y al Palau Sant Jordi este verano sin disco nuevo bajo el brazo? No se sabe, pero los de Eddie Vedder abren la veda de las especulaciones publicando un nuevo single de destino desconocido en las plataformas de streaming, una ‘Can’t Deny Me’ cuyo “objetivo” sí puede deducirse por la letra: Donald Trump.

“Por muy alto, lejos y rápido que vueles, y por muy rico que seas, tú no me puedes negar, no tengo nada más que la voluntad de sobrevivir, no me puedes controlar y no me puedes negar”, canta Vedder en esta canción en la que conviven guitarras hard rock, sonoridades rústicas, el sonido de una máquina expendadora y un estribillo claro: “observa cómo las raíces toman el control / el país al que representas / está en condición crítica”.

El último disco de Pearl Jam fue ‘Lightning Bolt‘, de 2013. En los últimos años, Eddie Vedder ha sido noticia por parar una pelea machista durante un concierto y tristemente por la muerte de su colega Chris Cornell, preocupando a sus fans por su salud, ya que Vedder es uno de los pocos iconos del grunge que lograron gran popularidad en los 90 que quedan vivos.

Julian Casablancas cree que David Bowie y Jimi Hendrix no fueron famosos en su época

9

Julian Casablancas es el protagonista de una nueva entrevista en Vulture realizada por el gran David Marchese, que no hace poco sonsacaba a Quincy Jones unas declaraciones absolutamente delirantes sobre varios temas como los Beatles, Elvis Presley o Michael Jackson, y por las que se disculpaba poco después animado por sus hijas; a Erykah Badu un extraño titular compasivo con Adolf Hitler que la cantante se veía obligada a explicar poco después, y a Eminem que usa Tinder y Grindr (probablemente de broma).

Entre los temas que se tratan en la conversación entre Vulture y Casablancas, por supuesto, está la música actual. Casablancas cree que es peor que en el pasado, y esgrime que Ariel Pink debería ser igual de famoso que Ed Sheeran, pero que el capitalismo no permite que artistas creativos como Pink gocen de la misma popularidad que el cantante británico, porque antepone el dinero a la calidad y al arte. Explica: “No tengo nada en contra de Ed Sheeran, deja que venda mil millones de discos. Pero no entiendo por qué no puede haber un mundo en el que Ed Sheeran recibe el 60% de la atención, y Pink el 40%. Ahora mismo Ed Sheeran recibe el 99,5%. A las bandas creativas se las ha empujado a los márgenes más que nunca”.

Casablancas, cuyo nuevo disco con The Voidz llega este mes, asegura que, en su mundo ideal, Ariel Pink sería tan famoso como David Bowie, un artista creativo que además ha tenido éxito, y que podría serlo si la cultura fuera diferente, pero apunta que Bowie es famoso ahora y que, como Pink en la actualidad, no lo fue en su momento. “Seguro que fue bastante underground”, afirma, inseguro, Casablancas, ignorando que Bowie sí fue famoso en su época, sobre todo en su natal Reino Unido, donde logró hasta 11 discos número uno y 5 singles número uno. Es verdad que, en Estados Unidos, no fue hasta los 80 cuando Bowie logró verdadera popularidad, pero eso no lo hace exactamente “underground”.

Otras declaraciones de Casablancas a Vulture que están generando habladuría en redes sociales son las que tienen que ver con Jimi Hendrix. Y es que Casablancas opina que Hendrix tampoco fue famoso en su época. Casablancas afirma que han tenido que pasar años para Hendrix obtenga el reconocimiento del que goza en la actualidad, tras lo que se produce un incómodo intercambio entre el músico y el entrevistador, cuando el segundo replica que Hendrix sí fue famoso en su época, ya que obtuvo un álbum número uno, ‘Electric Ladyland’, y además cerró el festival de Woodstock. Casablancas responde que “por lo que he visto, pensaba que nunca había tenido éxito comercial”. Éxito comercial, Hendrix, tuvo poco, pero tampoco es que fuera un desconocido…

No te pierdas: SSION es Liza Minnelli y Ariel Pink Elizabeth Taylor en ‘At Least the Sky is Blue’

6

¿Son Liza Minnelli y Elizabeth Taylor resucitada? No, son SSION y Ariel Pink en el videoclip de ‘At Least the Sky is Blue’, el nuevo single de SSION, que avanza su nuevo disco, ‘O’, a la venta el 11 de mayo. En noviembre conocíamos un primer adelanto de este álbum, el ochentero ‘Comeback’, que se presentaba a su vez con un videoclip casi igual delirante. Casi, porque el nuevo lo es más.

El vídeo de ‘At Least the Sky is Blue’ es extraño de principio a fin. Cody Critcheloe (así se llama SSION) vuelve a casa de fiesta, y durante el trayecto, se le aparece el fantasma de Elizabeth Taylor en sida de ruedas (Ariel Pink). Cuando llega a casa, SSION observa su Grammy falso y se acuesta en el sofá, despertándose al día siguiente con la casa llena de personas. Una de ellas, caracterizada por su piel anaranjada y su cabello oxigenado, puro 80s, acompaña a SSION hasta la piscina. SSION se da un baño y vuelve a ver a “Elizabeth Taylor” como venida del cielo.

La visión de SSION se repite cuando el cantante acude al gimnasio y a un concierto, o cuando desayuna en una terraza, y SSION termina formando parte de la fantasía cuando, al final del vídeo, se convierte en Liza Minnelli para compartir escenario junto a “Elizabeth Taylor” e interpretar juntas este melancólico ‘At Least the Sky is Blue’, dando lugar a una escena de transformismo totalmente surrealista.

Floating Points, Tune-Yards, Damien Lazarus, Danny L. Harle y Mr. Fingers reiteran el eclecticismo de Paraíso

2

Paraíso, el nuevo festival de Madrid, ha sorprendido esta última semana confirmando en el cartel de su primera edición a nombres de primera línea como Róisín Murphy, Apparat, Ibeyi, Hot Chip o Kiasmos, desviándose de la oferta EDM de otros festivales para perfilar una programación más centrada en la electrónica, pero también en la experimentación desde otros géneros.

No extraña, por tanto, ver a Floating Points entre los nuevos confirmados de Paraíso. Un productor que ha unido brillantemente el tecno con el jazz, dando lugar a discos como ‘Elaenia‘. En la línea, Paraíso confirma también al reputado Damien Lazarus, jefe de Crosstown Records y conocido por sus DJ sets eclécticos, que presentará su “explosivo show vocal altamente immersivo y con vocación disco”; Tune-Yards, otros expertos en la fusión, que desgranarán su político último álbum; Danny L. Harle, una de las almas más pop de PC Music, y el mítico Larry Heard, conocido como Mr. Fingers, integrante de Fingers Inc. y uno de los nombres fundamentales del Chicago house.

Todos estos nombres se suman a los anunciados anteriormente por Paraíso, estos son, Acid Pauli, Apparat, Awwz, Dekmantel Soundsystem, DJ Tennis, El Búho, Gerd Janson, Guy Gerber, Henry Saiz & Band, Hot Chip Megamix, Hunee, HVOB, Ibeyi, Jamie Tiller, Kalabrese, Kelly Lee Owens, Kiasmos, Lovebirds, Mateo Kingman, Palms Trax, Rodriguez Jr. & Liset Alea, Róisín Murphy, Sahalé, Tako, Yaeji y Yanik Park.

Paraíso se celebra los días 8 y 9 en el Campus de la Universidad Complutense de Madrid.

Por qué ‘El préstamo’ de Maluma es el videoclip más visto en España

98

Maluma ha vuelto a sumar un éxito a su repertorio con ‘El préstamo’, publicado el pasado viernes 9 de enero. El tema se ha estrenado junto a su videoclip, un “thriller” inspirado en Bonnie & Clyde que suma actualmente 32 millones de visualizaciones en Youtube España. Es, por supuesto, el videoclip más visto actualmente en nuestro país, y el tercer vídeo más visto en general.

Pese a quien le pese, Maluma está de moda, y para cuando su gira ‘F.A.M.E.’ (así se llama su próximo disco) llegue a España en septiembre, es muy posible que ‘El préstamo’ se haya convertido en uno de los éxitos del verano. De momento, Maluma triunfa con ‘Corazón’ junto a Nego do Borel, top 6 en España, y ‘El préstamo’ apunta al menos a repetir sus asombrosas cifras en streaming (casi 200 millones) gracias a una composición rabiosamente melódica y llena de ganchos y sobre todo a un estribillo “yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté” que se clava en el cerebro desde la primera escucha. ¿No parece de Carlos Vives o Juanes? ¿A alguien extraña que Maluma haya estado involucrado, por ejemplo, en una canción tan buena como ‘Chantaje’ de Shakira?

El videoclip de ‘El préstamo’ está a la altura de las expectativas depositadas en la canción, y es una superproducción rodada en Los Ángeles -con la dirección de Jessy Terrero- que se “presta” a los repetidos visionados, en parte porque su historia “Bonny & Clyde“ con “plot twist” no podría ser más clásica, pero también porque los estilismos hortera de Maluma están bastante conseguidos. Eso sí, el final inesperado es la mejor parte del vídeo: ver al chulo Maluma ser burlado por la mujer a la que él creyó burlar románticamente tiene su miga. Y verlo semi desnudo junto a su chica, tratando de esquivar (o no) las críticas por machismo (por lo menos él también muestra su cuerpo), también.

Beyoncé y Jay-Z traerán su gira conjunta al Estadi Olímpic de Barcelona

28

Beyoncé había publicado en Facebook las fechas de su inminente gira junto a su marido Jay-Z, confirmando así la existencia de la misma, pero las borraba poco después por algún motivo desconocido. Eran fechas en UK y Estados Unidos.

Hoy se conocen todas las fechas oficiales de ‘On the Run II’, que pasará también por la Europa continental, siendo España uno de los países afortunados. Beyoncé y Jay-Z actuarán en el Estadi Olímpic de Barcelona el 11 de julio, o como se indica oficialmente en inglés, el “July 11th” o “7/11”… como una de las canciones más famosas de Beyoncé. La autora de ‘Lemonade’ se atreve así de nuevo con el Estadi tal y como ocurriera con la gira de ‘Lemonade‘. Las entradas salen a la venta el 19 de marzo.

Aunque tanto Beyoncé como Jay-Z tienen discos más o menos recientes a sus espaldas (‘Lemonade’ salió en 2016, ‘4:44‘ en 2017), los fans especulan con que la nueva gira conjunta de “Bey-Z” pueda venir acompañada de un nuevo disco también conjunto. Es poco probable y cabe recordar que la primera parte de esta gira también se produjo en cuanto terminaron los tours de ‘BEYONCÉ‘ y ‘Magna Carta… Holy Grail’, entre 2013 y 2014.

La canción del día: ‘Movin’ on Up’ de Azealia Banks ofrece otro rap magistral por el que obsesionarse

12

El camino a ‘Fantasea Two: The Second Wave’, la nueva “mixtape” de Azealia Banks, está siendo un infierno para sus seguidores, acostumbrados a que la rapera anuncie una cosa y luego otra al día siguiente, por ejemplo que el disco sale en marzo cuando ahora asegura que sale en junio (en principio). El primer adelanto oficial de la “mixtape”, ‘Anna Wintour’, sale -supuestamente- el 18 de marzo (sin rap de Mel B, como estaba anunciado), pero Banks asegura ahora que sacará ‘Treasure Island’ primero porque ‘Movin’ on Up’, su nuevo tema, que no es single oficial, pero ha salido después de filtrarse su maqueta en Soundcloud, es house y ahora prefiere publicar un tema R&B (¿quizá esté troleando?). El tema llegó el 2 de marzo y desapareció de la plataforma al día siguiente, además en una versión inacabada, y el 9 de marzo se publicó finalmente en su versión final en todas las plataformas de streaming. Como para enterarse de todo.

Este mareo de “noticias” son el día a día de la carrera de Azealia Banks, pero por lo menos las cosas van por buen camino para la rapera, que tras sabotear su carrera a base de mil polémicas durante años, ha firmado un contrato de 1 millón de dólares con la discográfica Entertainment One, que distribuirá su nueva “mixtape” (a publicarse a través del sello propio de Banks, Chaos & Glory Recordings) este verano.

Preocupaba qué pasaría con la carrera de Banks después del sinfín de controversias que ha acompañado a la artista desde sus inicios, pero la calidad de su música raramente se ha puesto en duda, y ‘Movin’ on Up’, que se incluirá en ‘Fantasea Two’, viene a confirmar otra vez por qué gracias a un ritmazo de house clásico, producido por Newbody, totalmente irresistible y a una sucesión de raps magistrales que obligan de nuevo a sus “haters” a plantearse si no es ella la mejor rapera del momento, pese a todo.

Titulada alternativamente ‘Coco’s Song’ porque Banks quiso que apareciera en ‘Love Beats Rhymes’, la película que protagoniza, estrenada hace unos meses, esta canción sobre el empoderamiento femenino con estribillo melódico no ofrece nada nuevo en el catálogo de Banks, pero sí, como decimos, varios raps por los que obsesionarse en los próximos meses, entre ellos uno especialmente impactante que entra tras el primer estribillo, atacando al oyente sin esperarlo, e imponiendo su fuerza desde la primera frase. El rap llega a su cumbre en la frase “feisty niña, icy diva, ¡ay qué linda!”, que ya se encuentra entre las frases más memorables y carismáticas que ha firmado Banks. Esto, señoras y señores, es un RAP, y aunque ‘Movin’ on Up’ no vaya a lograr una gran repercusión debido a la mala fama que asola a Banks actualmente, por lo menos supone otro temazo que sumar a su repertorio.

Now this that very ghetto acapello
Dinero, sport the season to date, my niggas
I been getting cheddar since whenever
Ever since quarters in piggy bank
Now it’s pricey diamond, feisty niña
Icy diva, ¡ay que linda!
Hoops with a zoot suit, like Khadijah
Single life, single letter on my flight to greet ya

If you wanna pump that missile
You bitch better drip, better wet that whistle
It’s still the young 20 somethin’, bitch hungry on a hunt
For the chip, better flip that nickel
Fuckin’ with the get ‘em girl and her campaign gully
Spill that girl if you a champagne bunny
It’s your world, live it up, it ain’t nothin’
Spend that girl and keep the damn thing runnin’

La Plata / Desorden

5

¿En qué momento se asumió que los jóvenes españoles solo escuchaban trap, reggaetón o a Pablo Alborán? Es cierto que da pena comprobar los escasísimos grupos de rock, punk, etcétera, que encontramos entre lo más escuchado de nuestros días. O peor aún, las escasísimas bandas guitarreras que aparecen en las listas de lo mejor del último par de años en cualquier publicación que no sea Metal Hammer. Sin embargo, la existencia de bandas como La Plata es la prueba viviente de la vigencia del formato clásico de guitarra, bajo y batería, en su caso añadiendo teclados, y la obligada dosis de crisis existencial.

Desde Valencia y con una media de 25 años, La Plata tienen algunas canciones que hablan de desencanto social y desarraigo. Es el caso de ‘Esta ciudad’, que comienza diciendo «estoy cansado y no puedo dormir, no tengo sueño / Creo que es por esta ciudad, le tengo asco», mientras el estribillo repite «sólo quería ver esta ciudad arder / perderme y nunca más volver a aparecer». Los ritmos agitados (frenéticos en el single ‘Miedo’ o ‘Me miras desde lejos’) y la duración de las canciones (2 o 3 minutos) son los propios del punk, al igual que incluso los títulos (‘Fracaso’, ‘Incendio’, etcétera).

También se parecen a los Smiths en casi todos los sentidos, como ellos mismos reconocen en las entrevistas. Carecen de la mordacidad de sus textos (Morrissey solo hay uno, por supuesto), pero son muy Smiths ciertos estribillos, las baterías e incluso algunas imágenes románticas, dependientes, entregadas a la adoración hasta llegar mucho más allá del patetismo. En ese sentido, una canción como ‘Tu cama’, de todo menos una balada, es una rareza en un disco que parecía más abstracto. «Quiero echarme a dormir otra noche en tu cama / No tienes que mirarme, besarme, ni nada / No tienes que fingir estar enamorada / Solo quiero quedarme dormido en tu cama», comienza diciendo. «Estoy confundiendo los sentimientos / no hay futuro en esta emoción», reconoce en el estribillo.

‘La Luz’, obligada recuperación de su primer 7″, suena como un tiro apareciendo inmediatamente a continuación en la versión digital; y también funciona estupendamente abriendo la cara B en la cuidada edición de vinilo, que incluye un parche en su portada (diferente a la digital). Y es que La Plata han hecho bien relegando los 3 temazos que ya conocíamos a la cara B, formando «highlights» en ella, pero ofreciendo otros nuevos en la cara A, como el pelotazo ‘Miedo’, muy claramente una de las mejores canciones de 2018, o esa ‘Me voy’ que tanto recuerda al Bowie de ‘Heroes’ y en la que vuelven a destacar los teclados del grupo, dotándoles de parte de su personalidad.

No consigo comprender el atractivo de ralentizar una canción de punk-pop que ya tenía más de 100.000 escuchas y era muy querida por su público, como han hecho con ‘Un atasco’, pero todo lo demás es acertado en este ‘Desorden’, bajo los respetuosos mandos de Carlos Hernández (Triángulo de Amor Bizarro). Voy a romper además una lanza a favor de la voz de Diego Escriche. Sin ser un portento -ni falta que hace en este género-, tiene un poso triste y melancólico idóneo para transmitir la desesperanza de la vida cotidiana, que también se percibe o se percibía en los vocalistas de Juventud Juché, Los Claveles o Parálisis Permanente. Una voz modesta pero con el poder de meterte en su canción en un segundo: todos somos Diego Escriche cuando canta «ya no estoy contento, paso de esperar / solamente pienso en mi cama y en follar».

Calificación: 8,2/10
Lo mejor: ‘Miedo’, ‘Me voy’, ‘Tu cama’, ‘La luz’, ‘Esta ciudad’
Te gustará si te gustan: los Smiths, Décima Víctima, Parálisis permanente, también la urgencia de los primeros Strokes y Franz Ferdinand
Escúchalo: Spotify.

Florence + the Machine allanará el terreno para su “comeback” publicando canción nueva en Record Store Day

13

Después de ser confirmada en varios festivales en Europa este verano (entre ellos, Bilbao BBK Live), Florence + the Machine va dando pistas poco a poco de su regreso, y la página danesa de Record Store Day ha listado esta semana en su agenda el lanzamiento de un nuevo single de Florence titulado ‘Sky Full of Song’ (aunque la información ya ha sido borrada). El vinilo, de 7 pulgadas, sale, por tanto, el 21 de abril, en poco más de un mes.

Nada más se sabe de este ‘Sky Full of Song’ de título un tanto Coldplay (‘A Sky Full of Stars’), por lo que queda especular sobre su naturaleza. Los fans esperan que sea el primer adelanto del nuevo disco de Florence, ¿pero lo publicaría la cantante de esta manera, en una edición limitada para el Record Store Day, dándose la posibilidad que un comprador o compradora suba su audio a internet en mala calidad? ¿O se publicará el tema en streaming? El 21 de abril es sábado, no viernes, por lo que no parece muy buena estrategia que el primer single del nuevo álbum de Florence salga en fin de semana en lugar del día de lanzamientos oficial. En cualquier caso, hay que recordar que, antes de salir ‘Shake it Out’, primer single oficial de ‘Ceremonials‘, Florence publicó el single promocional de ‘What the Water Gave Me’. ¿Quizás se ha seguido la misma estrategia?

El último material de Florence fueron unas canciones para el videojuego ‘Final Fantasy XV’, aunque más tarde pudimos escuchar su voz en ‘Hey Girl’, una de las canciones incluidas en el último disco de Lady Gaga, ‘Joanne‘. Florence aparecía en el documental sobre la creación de este disco, ‘Five Foot Two‘.

Mientras descubrimos el misterio, os dejamos con esta magnífica imagen de Florence de cena con sus colegas Marina Diamandis, FKA twigs y Lana Del Rey.

DIY

Una publicación compartida de Lana Del Rey (@lanadelrey) el

De OT a Fama: Ana y Aitana cantan ‘Lo malo’ con los nuevos bailarines de Fama ¡A Bailar!

2

Tras el final de la última edición de Operación Triunfo, que ha sido un gran éxito, otro popular talent ha vuelto este fin de semana a la televisión después de varios años sin emitirse: Fama ¡A Bailar! Su presentadora original, Paula Vázquez, ha vuelto a ponerse frente a la cámara en este formato de baile que podrá verse por la noche de domingo a jueves solo en Movistar+, pero que cuenta con canal de 24 horas en Youtube, como OT2017. Las galas, eso sí, solo podrán verse en el canal de pago de Movistar.

El paso simbólico de OT a Fama se ha producido con la visita de Ana Guerra y Aitana Ocaña (quinta y segunda finalistas del concurso, respectivamente) al plató del talent de baile. Las dos cantantes han interpretado, claro, su éxito ‘Lo malo’, top 3 en España, y los concursantes de Fama se han unido a ellas para realizar una coreografía conjunta. El vídeo de la actuación es el octavo más visto en Youtube en estos momentos.

Los 15 concursantes de esta nueva edición de Fama ¡A Bailar son Adrián (Cádiz, 23 años), Andoni (Bilbao, 21 años), Antonio Javier (Granada, 31 años), Belén (Londres, 22 años), Claudia (Lérida, 22 años), Daniel (Palma de Mallorca, 23 años), Diana (Teruel, 20 años), Ester (Málaga, 20 años), Francisco (Málaga, 18 años), José Luis (Alicante, 25 años), Lucía (Madrid, 23 años), Oriana (Sevilla, 23 años), Pablo (Vigo, 21 años), Saydi (Bilbao, 21 años) y Ugo (19 años, Barcelona). Ellos competirán divididos en 8 parejas, 6 de las cuales son mixtas, una está compuesta por dos chicas y la otra por dos chicos. La primera gala es este lunes, a las 21.30.

David Jakes abandona Lonely The Brave debido a sus problemas mentales

0

David Jakes, cantante de Lonely The Brave, ha decidido abandonar la banda. El grupo formado en 2008 en Cambridge, había publicado ‘The Day’s War’ en 2014, llegando al top 14 en ventas en Reino Unido; y ‘Things Will Matter’ en 2016, top 35 en el mismo lugar; logrando cierta repercusión con temas como ‘Backroads’ y ‘The Blue, The Green’, sonando a medio camino entre Elbow y Pearl Jam. El grupo tiene especial seguimiento en Francia e Italia.

David Jakes (en el centro en la imagen) publica en Facebook un comunicado en el que dice: «escribo esto para deciros que, por desgracia, he decidido no seguir con Lonely The Brave. Me temo que los problemas que he estado teniendo se ven agravados por el hecho de tener que hacer giras y tocar en directo, haciendo realmente duro el control de mi salud mental. Siento no poder seguir». Lonely The Brave comunican en otro texto publicado a la vez que van a seguir adelante con otro vocalista.

«Como hermano, músico, vocalista y co-fundador de la banda, David ha sido fundamental para todo lo que hemos hecho. Ha sido un privilegio haber podido compartir esto con uno de los mejores cantantes de nuestra generación». Continúan diciendo que echarán de menos a Dave, pero que esto no es el fin de la banda: “Nosotros cuatro continuaremos con un nuevo cantante y tenemos planeado empezar la búsqueda tan pronto como sea posible. Volveremos a tocar en vivo cuando sea el momento y trabajaremos en nuevo material mientras tanto”.

Hit de ayer: ‘Do You Like Boys’ de Starbuck, cuando el glam fue gay «sin reparos»

1

Estos días se cumple un año de la reactivación de nuestra sección ‘Hit de ayer’, que inauguramos con una joya de glam acústico de 1974. Hoy le hacemos un guiño celebratorio escogiendo otra, casi del mismo año pero mucho menos conocida: un hit de ayer que pudo haber sido y se quedó -como tantas producciones del género- en las cubetas de la historia.

Como pasa con todos los estilos de éxito, tras la explosión comercial del glam se produjeron cientos de singles que se apuntaban al carro con la esperanza de un hit que diese en la diana, la mayoría editados por sellos minúsculos y con canciones muy mediocres. Sin embargo a veces aparecen gemas escondidas, recuperadas para el nuevo milenio en desopilantes recopilaciones como ‘Glitter From The Litter Bin’ (literalmente “purpurina sacada de la basura”). ‘Do You Like Boys’, del grupo Starbucks (un dúo de cortísima trayectoria formado por Brian Engel y Martin Briley, anteriormente en la banda psicodélica Mandrake Paddle Steamer) es una de esas raras pepitas de oro que destaca por muchos motivos.

En primer lugar, por su temática explícita. Es verdad que el glam revolucionó la música y la moda a nivel estético, androginizando hasta a los más rudos grupos working class de rock (los famosos “brickies in drag”), pero pocas canciones se atrevieron con letras que fueran más allá de veladas alusiones homoeróticas. El muy recomendable libro ‘Breaking Down the Walls of Heartache’ de Martin Aston -dedicado a la influencia de la cultura gay en el pop y el rock- destaca por contra a ‘Do You Like Boys’ como una de las pocas verdaderas “declaraciones de principios gay sin ningún tipo de reparos”. La letra, efectivamente, no deja lugar a dudas: “Intento que hablemos pero te escurres / no quieres jugar conmigo / y todas mis palabras y esperas no sirven de nada / sigo sin resolver el misterio: ¿te gustan los chicos? / ¿sientes algo derretirse en tu interior / cuando el chico de ojos tristes bañado por los focos / está ahí delante, tocando la guitarra?”.

En segundo lugar, la canción destaca por ser una fenomenal composición y grabación. La escribió una de las parejas de compositores gays más reputadas del Reino Unido, Ken Howard y Alan Blaikley, responsables de éxitos como ‘The Legend of Xanadu’ y también de ‘Have I the Right?’ de los Honeycombs o la magistral ‘Something I Got To Tell You’ de Glenda Collins (dos de las mejores producciones de Joe Meek). Grabada con un sonido eminentemente 70s, la canción es irresistible desde el mismo comienzo: guitarras acústicas que se funden con un maravilloso piano percusivo mientras suenan unos harrisonianos slides, que dan paso a las voces. Su economía pop es admirable: a los 30 segundos estamos ya metidos en medio del excelente estribillo:

Conforme la canción avanza, la letra se vuelve más explícita: “La gente dice que estoy mal de la cabeza por perseguirte / y sin embargo lo hago, ¿no te das cuenta? (…) / “¿sientes algo extraño cuando ves denim azul y cazadora con tachuelas sobre un perfil masculino / ahí delante, sujetando fuerte su moto? / ¿Te pone sentir sus miradas? ¿Añoras tocar su pelo? / ¿Adoptas un aire de malote agresivo? (…) ¿Tengo quizá una oportunidad? ¿Te gustan los chicos?”.

No es difícil imaginarse un universo paralelo en el que los adolescentes coreaban ese pegadizo estribillo en alguna discoteca de provincias durante los años 70. Algo que probablemente ocurrió a nivel muy modesto, porque el single lo licenciaron para Europa respectivamente el sello Hansa en Alemania, y Ariola para Holanda. Pero una canción tan magnífica habría merecido mejor suerte.

‘Do You Like Boys’ suena en el último Popcasting de Jaime Cristóbal, ya disponible en este enlace.

Camila Cabello, Eminem, Ed Sheeran y Cardi B dan la nota en los iHeartRadio Music Awards

9

Esta noche se ha celebrado la ceremonia de los iHeartRadio Music Awards, de la que resultaba gran ganador Ed Sheeran, quien entraba en directo desde Melbourne para presentar una versión en solitario (bueno, rodeado de público) de su último hit colaborativo, ‘Perfect’.

Otros artistas que actuaron fueron Camila Cabello con ‘Havana’, quien realizó un homenaje a Marilyn Monroe en ‘Los caballeros las prefieren rubias’ (como el de Madonna en ‘Material Girl’), Maroon 5 con ‘Wait’, Eminem con Kehlani y ‘Nowhere Fast’, Bon Jovi con un medley de hits, Charlie Puth con ‘How Long’ y N.E.R.D. con ‘Lemon’.

Pero quien abría la ceremonia era Cardi B con un popurrí de algunas de sus canciones más populares. Sonaron ’Bartier Cardi’, ‘MotorSport’, ‘No Limit’ y ‘Bodak Yellow’. Además, la rapera se hizo con el premio a artista revelación y anunció que su disco de debut se editará finalmente en abril.

Por último, Eminem está siendo noticia por haber lanzado un dardo envenenado a la Asociación Nacional del Rifle durante su actuación. Su frase fue: «el país entero se ha vuelto loco, y la Asociación Nacional del Rifle está ahí / Son responsables de toda esta producción / ellos mueven los hilos, controlan la marioneta».

Israel se prepara para arrasar Eurovision 2018 con Netta y ‘TOY’

34

Estos días termina el plazo para que los países presenten sus canciones a Eurovisión 2018 e Israel acaba de dar la nota a lo grande presentando la canción de Netta Barzilai, quien resultaba ganadora de la quinta edición del concurso HaKokhav HaBa (La Próxima Estrella).

La canción de Netta se llama ‘TOY’, tiene temática feminista y es un canto a la independencia con frases como «mírame, soy una criatura hermosa», «la Barbie tiene algo que decir» o «mujer maravillosa, nunca olvides que eres divina», pero sobre todo llama la atención por ser todo un festival de influencias. Hay un segundo de la composición que recuerda a Dua Lipa, pero solo para pasar al siguiente a Charli XCX, o a Scatman John, o al J-pop, al pop oriental o al europop, todo ello bien sorteado de orgullo millennial. La canción se ha convertido en tendencia en Youtube de manera instantánea e Israel se ha posicionado ya como número 1 en las casas de apuestas.

Aunque la jugada recuerda por impacto mediático a la de Dana Internacional a finales de los años 90, hay que recordar que Israel todavía no ha ganado Eurovisión 2018. Las actuaciones de Netta parecen apoteósicas, pero Italia terminó muy perjudicada el año pasado de llegar como clara favorita al festival, «hundiéndose» a la postre hasta la 6ª posición.

De hecho, la canción está generando también animadversión, como se puede ver por ejemplo nuestro foro de Eurovisión. El usuario Summy opina: «Fan de Israel. Si no gana, va a estar ahí ahí». AdriEv dice: «QUE GANE. Estoy salivando ya ante la perspectiva de un Eurovisión 2019 con esta canción como referente». Y burke está entusiasmado: «Menudo TEMON Israel por dios bendito!!! Que lo gane TODO por favor, cuánto necesitaba algo así». Por el contrario, Guarrona indica: «Que cosa más cutre e histérica (Israel). Una canción simple y un par de tonterías y la gente se vuelve loca, de verdad. El año que viene pedos, o eructos, ya verás qué risa». Y Flugbeiler añade: «Israel me aburre todo el tiempo menos en los ratos en los que me desagrada. Parecida sensación a la rumana del año pasado, que igual era peor, pero al menos era pegadiza».

¿Qué haría Taylor Swift si fuera invisible?

53

Taylor Swift había anunciado que su nuevo single sería ‘Delicate’ y ha sorprendido estrenando su vídeo en un momento algo raro: cuando todavía no había terminado el domingo en Estados Unidos. La nueva obra de su mano derecha en cuanto a videoclips, Joseph Kahn, vuelve a lidiar con la fama y la «reputación» de Taylor pero de manera muy distinta a ‘Look What You Made Me Do’ ‘o ‘Shake It Off’: esta vez se busca el lado más humano de la cantante.

En el vídeo de ‘Delicate’, la canción del disco en la que resuena la frase «mi reputación nunca ha sido peor / así que tengo que gustarte por lo que soy», vemos a Taylor Swift lidiar con la fama de mala manera, sufriendo el acoso de sus seguidores. Cuando la cantante pasa a ser invisible hacia la mitad del videoclip, pasa de la desesperación al gozo absoluto, disfrutando de su baile, una danza bajo la lluvia o un paseo en metro.

Con 3,5 millones de unidades vendidas, ‘reputation‘ puede considerarse de todo menos un fracaso, si bien es cierto que el impacto de singles como ‘Ready for It?’ y ‘End Game’ ha sido mucho más bajo de lo esperado. ¿Logrará este vídeo dar nueva vida al álbum? La cantante lo presentará este verano en América y algunas ciudades europeas entre las que no se encuentra España.

Tracey Thorn: «Es muy triste que la gente esté comprando el centro de Londres para dejarlo vacío»

11

Tracey Thorn ha publicado esta semana su primer disco de estudio en casi una década al margen de bandas sonoras, álbumes navideños y recopilatorios. ‘Record‘ vuelve a ser un álbum realmente interesante en cuanto a sus temas tratados, del feminismo a la gentrificación, y hablamos de todos ellos con su autora en una visita promocional a Madrid durante la cual no paró de nevar. «He traído el mal tiempo conmigo» era el chiste obligado, si bien Thorn mostró tener mucho más que decir que eso en una conversación en la que no paró de reír y hacer bromas que se pierden un poco sin su peculiar entonación. Hay, por supuesto, lugar, para unas cuantas preguntas sobre Everything But the Girl, Marine Girls y su anunciada intención de no tocar en directo. Foto: Edward Bishop.

La nota de prensa describe que has hecho «9 temazos feministas». ¿No fue una tentación llamar este disco por tanto algo como ‘Woman’, o «Fight Like A Girl» que es un lema que usas en una de las canciones?
No pensé en llamarlo nada así, la verdad. El disco se llama ‘Record’ porque todas las canciones tienen solo una palabra.

Me he dado cuenta. Me ha parecido muy Pet Shop Boys.
Sí, es muy Pet Shop Boys (risas). Ya no actúo en directo. Lo que hago es «grabar», hacer «discos» (NdE: ambas «record» en inglés) y eso es lo que quería decir. Además, forma un todo.

¿Crees que hay una línea en cuanto a melodías y sonidos?
Sí hay continuidad, una línea en la producción de Ewan Pearson, por el tipo de sonidos que usamos, las cosas que referenciamos… sí se dan la mano formando una obra.

¿Hay alguna canción que no fuera en principio nada electrónica?
‘Smoke’ es una canción de piano. En un disco distinto, la habríamos hecho al completo con piano y cuerdas reales. A causa del disco que es este, hemos preferido ponerle una caja de ritmos, cuerdas sampleadas y finalmente hay un poquito de cuerdas reales también. Hemos creado una especie de canción electrónica folk, para que pegue en el disco.

«La gente ya no puede permitirse vivir en Londres, y lo que es peor, la ciudad está vacía: la gente compra el centro de Londres para dejarlo vacío»

‘Smoke’ es una de las canciones que menos he entendido. Parece que hablas sobre la decepción política de Londres, pero no entiendo quiénes son los Miriam y Job de la letra.
No tenías por qué conocerlos (se ríe) Miriam y Job son antepasados míos. En esta canción hablo de mis tatara-tatara-tatarabuelos. Hace 200 años mi familia se mudó a Londres desde el campo, y desde entonces permaneció allí, de hecho siempre más o menos en el mismo barrio, en las mismas calles. Mis padres se mudaron a las afueras después de la II Guerra Mundial y es donde yo crecí, pero luego volví a Londres en cuanto pude, porque Londres está en mis venas. Lo que me gustaba tanto de Londres es que para mí representaba la libertad, la diversidad, que daba la bienvenida a todo el mundo independientemente de cuáles fueran tus ideas políticas, tu raza… Y mi preocupación, como ha pasado en otras ciudades, es que ha ido siendo cada vez más y más cara. La gente ya no puede permitirse vivir allí, y lo que es peor, la ciudad está vacía: la gente compra el centro de Londres para dejarlo vacío. Es muy triste. Me gusta Londres cuando está lleno de gente, cuando la gente sale… Es el encanto de una gran ciudad para mí.

En Madrid pasa lo mismo, la gente joven se va del centro porque no puede permitirse el alquiler y solo van a quedar Airbnb’s.
Seguro, está pasando con Nueva York, la gente siente nostalgia de los 70, de la escena punk, pero ya nadie puede vivir en Manhattan. Ese mundo no existe.

¿Aún vives en Londres?
Sí, y no me veo yéndome. Siento que pertenezco ahí, pero no me gusta ver todo lo que está cambiando. Veremos qué pasa.


‘Face’ es muy bonita, y supongo que habla de las redes sociales.

Sí, soy yo imaginándome cómo sería tener y romper relaciones en la era de las redes sociales. No he tenido que pasar por ello porque antes no existían. Pensaba: «si rompes y quieres dejar atrás el pasado, no puedes, porque está ahí, siempre va a haber alguien subiendo una foto». La canción está escrita desde el punto de vista de una mujer que se sienta sola una noche, se toma un vino, de repente se pone a ver fotos y se vuelve un poco loca.

Las redes sociales como una fuente de sufrimiento…
Todo es muy nuevo, todos nos estamos acostumbrando, es algo que no se va a ir ningún lado, así que hay que acostumbrarse a la nueva realidad.

En el disco anterior hablabas de la crisis de los 40, los divorcios de tus amigos… Ahora te inspiras también en tus hijos, por lo que adivino.
Es una mezcla. Todas esas cosas. Cuando escribes salen cosas que no sabes que sabes, o que no recuerdas. Alguien te cuenta algo, oyes un comentario casual y luego se puede usar. ‘Face’ está inspirada en parte en observar a mis hijos y por ver cómo viven sus relaciones enteramente a través del teléfono.

«‘Sister’ es una canción muy positiva, fui a la marcha muy frustrada, enfadada, no quería sentirme sola, y como tanta gente salió a las calles, me pareció muy positivo reflejar ese espíritu, esa positividad»

‘Sister’ es una de las canciones claves del disco. Está en medio, es la más larga, y tiene la frase «I fight a girl», que tiene muchas interpretaciones: la real, la irónica, la protesta… ¿Qué significa para ti?
Escribí esa canción después de la marcha de la mujer de enero (de 2017). Vi a alguna gente con eslogans, entre ellos «I fight like a girl», y me pareció muy bueno. Escribí la canción muy rápidamente. Claro que hay algo de ironía en ella, por las críticas que reciben las mujeres, pero si le sabes dar la vuelta, es como un modo de defensa. «Por supuesto que lucho como una chica, porque soy una chica y esta es la fuerza que tengo». Es una canción muy positiva, fui a la marcha muy frustrada, enfadada, no quería sentirme sola, y como tanta gente salió a las calles, me pareció muy positivo reflejar ese espíritu, esa positividad.

En ‘Babies’ salen condones y DIUs, pensaba que iba a tratar sobre el derecho de cada mujer a no tener hijos, pero al final salen hijos en la canción.
Sí, sí es sobre eso. Es sobre la elección. Los anticonceptivos son fantásticos para no tener hijos cuando no los quieres. Eres mejor padre si tienes hijos cuando los quieres, como me pasó a mí. La canción es sobre cuánto quiero a mis hijos porque pude tenerlos cuando quise. Y al final, acaba con una frase divertida sobre esperar a tus hijos, ya mayores, a las 3 de la mañana. Antes era yo la que intentaba llegar a mi habitación a las 3 de la mañana. Cuando eres madre, nunca escapas del todo, estás despierta a las 3 de la mañana como cuando tenías 18 años. Los anticonceptivos me parecen un buen tema para una canción. Todo el mundo, literalmente, usa anticonceptivos, pero nadie escribe sobre ello, así que pensé que sería divertido.

«Los anticonceptivos me parecen un buen tema para una canción. Todo el mundo, literalmente, usa anticonceptivos, pero nadie escribe sobre ello»


Tiene que ser divertido ver a tus hijos fingiendo que no están borrachos o intentando mentirte como si tú no hubieras hecho lo mismo…

¡Ya ves! (risas)

En ‘Air’ hablas de lo mal que te sentías de joven por no ser femenina (la letra habla de «girly girls»), pero al final te alzas y proclamas «no me importa». ¿Hay algo de humor en esta canción o es un recuerdo amargo?
Sí, sí, hay algo de divertido. Soy yo mirando mi yo adolescente. Ahora sé reírme de cómo malinterpretaba algunas cosas. Yo no encajaba en el estereotipo de lo que se suponía que tenía que ser. Me compré una guitarra y recuerdo pensar: «voy a molar por estar en un grupo». Pero el resto de chicas no quería estar en ningún grupo, y tenía pensamientos como: «¿por qué le gustará esa chica? ¡Pero si no sabe nada de música rock!». Soy yo mirando los roles de género, estereotipos, intentando encajar… Y finalmente llegar a un punto en que te da igual. Ahora nada de eso me importa, estoy totalmente liberada de ese peso.

Los roles de género han evolucionado mucho últimamente…
Está yendo a mejor, seguro. Los jóvenes llevan la conversación incluso más allá que mi generación. Mis hijos me enseñan conceptos que mi generación desconocía, como «género no binario», etcétera. Aprendo de ellos.

Hay algo en ‘Air’ que me recuerda en algo a ‘Mirrorball’.
(se sorprende y se queda pensando) Era otra canción de adolescencia. Era sobre recordar los días de ir a discotecas. Me encantaba la imagen de la bola de espejos, pensar lo que pasaba debajo de ella, lo cual a veces era una mierda.

Me gustaba la violencia de la canción…
¡No, no maté a mi mejor amiga! No literalmente (risas). Era un desacuerdo en torno a un chico, que me llevaba a querer matar a mi mejor amiga, pero no lo hice de verdad (risas).

«Me gusta el contraste entre mi voz y la producción de ‘Walking Wounded’. Creo que era muy potente, estoy muy orgullosa. Representa muy bien aquel momento»

Quise escribir una pieza de los 20 años de ‘Walking Wounded’, intenté contactarte, me dijiste que no.
Oh, vaya. No siempre me entusiasma hablar de un disco de hace mucho tiempo. Sobre todo si estás trabajando en un disco nuevo.

Lo que me quedó en duda es si es especial para ti, o no lo ves entre los mejores.

Sí, sí, definitivamente es uno de mis favoritos. Lo escuché hace poco porque quería recuperar una canción, pero al final lo dejé entero. Puedo ver por qué tuvo tanto éxito. Probablemente es el más pop que hemos hecho. Me gusta el contraste entre mi voz y la producción. Creo que era muy potente, estoy muy orgullosa. Representa muy bien aquel momento. Teníamos muy claro lo que teníamos que intentar hacer en ese momento y realmente lo conseguimos.

Las letras eran muy pasionales y pegaban con la música, pero en los 90 había mucho debate sobre los grupos que se entregaban a la electrónica y los que no lo hicieron. ¿Crees que habría funcionado igual sin la electrónica, sonando como lo hacíais en los 80?

No, el sonido fue una parte importante. El contraste entre la electrónica y mi voz es en lo que trabajamos en ese disco. Intentábamos averiguar de qué manera podía funcionar. Sonidos fríos y mecánicos, frente a mi voz, que se caracteriza por ser algo cálido, y muy humana. Fue el contraste de esos elementos lo que lo hizo funcionar.

¿Y como recuerdas vuestro último disco, ‘Temperamental’?

‘Temperamental’ fue un disco que grabé después de tener a mis gemelas. Así que tenía dos bebés alrededor, y no me involucré demasiado. Fue más bien cosa de Ben, que quería hacer la continuación de ‘Walking Wounded’. Yo estaba realmente muy, muy distraída. Hacía mis partes vocales por las noches después de acostar a las niñas, así que no es el disco en el que más me he involucrado (risas).

¿Nunca hubo una continuación de ‘Temperamental’ en camino?

No. Ese fue el momento en que me di cuenta de que tenía que parar, poque no estaba prestando atención a lo que hacía. Antes daba todo en los discos y en ese momento no, así que decidí tomar un descanso.

«Si oyes el último disco que ha hecho Ben y el que he hecho yo, verás que estamos en lugares diferentes. Son dos personas que no harían ahora mismo una banda juntas»

Nunca se ha entendido muy bien desde fuera por qué decidisteis casaros después de 27 años, pero nunca hacer otro disco. Fue muy tierno, pero un poco surrealista también: «¿después de 27 años se casan, pero no pueden hacer otro disco?»
(risas) A veces lo hablamos, no es como que ni lo pensemos, pero en parte, en los últimos años, si ves lo que hacemos Ben y yo, son cosas muy diferentes. Si oyes el último disco que ha hecho él y el que he hecho yo, verás que estamos en lugares diferentes. Son dos personas que no harían ahora mismo una banda juntas. Y no queremos hacer lo mismo que ya hacíamos. Además, si hacemos otro disco, será un «comeback», la continuación de ‘Temperamental’, un disco de hace 20 años. Mientras que si hacemos nuestra música, es solo el disco nuevo, no tiene más significado, es el disco en el que hemos trabajado.

¿Escucháis cosas muy distintas?

Escuchamos más o menos lo mismo, básicamente una gama muy amplia de música. Ben pone electrónica y yo puedo oír una canción folk. En casa suena de todo. Pero al crear algo por nosotros mismos, es distinto. Sus últimos discos han sido de tocar con guitarra acústica, que es algo en lo que él no había trabajado tanto, en verdad.

«En el estudio es donde doy lo mejor de mí. Cuando estoy sobre el escenario, no tengo tanta confianza en lo que hago»

Admiro muchísimo a los artistas que no hacen tours, que graban por el placer de grabar música, ahora que toda la pasta está en los directos. Creo que por eso disfruté tanto el regreso de Bowie, y me hizo prestarle tanta atención a la música en sí. ¿Tú vives con frustración que te pregunten? ¿Grabas por el placer de grabar?
Sí, me encanta grabar, estoy muy a gusto en el estudio, doy lo mejor de mí. Cuando estoy sobre el escenario, no estoy tan a gusto, no tengo tanta confianza en lo que hago. Trabajar en el estudio es lo que se me da mejor como artista, así que es lo que hago ahora mismo, y me siento feliz. Pero te digo claramente que entiendo que me pregunten, no voy a crucificar a la gente por preguntarme. Es una pregunta obvia, y además hay gente que cree que puede hacerme cambiar de opinión, a fuerza de preguntar.

¿Tú vas a conciertos?
No, no voy a muchos, a veces. Aunque suene raro, ni siquiera soy muy fan de lo que se entiende por «la experiencia del directo». Cuando era joven iba mucho, entre los 15 y los 19 años fui a la mayoría de conciertos de mi vida, con mi cigarro, me emborrachaba… era una cosa tonta, de pasar la noche fuera, de con quién iba, de qué llevaba puesto. En mi cabeza aquellos eran las mejores conciertos. Voy a ver cosas por supuesto, pero no siento la necesidad.

Bueno, fuiste a Kate Bush…
Sí, de hecho fui 3 veces. Fue una de las cosas más increíbles que he visto en mi vida.

Admiraba también su negativa a actuar, pero al final…

Pero cuando hizo algo, fue de lo más espectacular. Yo no podría hacer nada a ese nivel. Algo totalmente inusual, más grande de lo que jamás se pueda imaginar. Fue brillante.

No he podido leer tus libros, pero una compañera a quien le han gustado mucho pregunta si hay uno nuevo en camino.
Estoy acabando otro libro, saldrá el año que viene.

Y no es ficción, como el segundo de Morrissey…
Eso fue un error (risas). Me gusta escribir porque puedes hablar de otras cosas que no caben en las canciones. Me gustan los límites de la canción pop, me gusta que sean cortas, me gusta su limitación. En un libro o en un artículo puedes ir hasta el fondo, mirar las cosas desde otro punto de vista. Así que disfruto ambas cosas.

«Estoy muy orgullosa de Marine Girls, pero más que nada de lo que fuimos y de lo que conseguimos siendo tan jóvenes, sin experiencia, sin saber nada de la industria de la música»

Cada vez que escribimos algo sobre ti, alguien nos dice que lo que realmente mola de lo que has hecho fue Marine Girls. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que es lo mejor que has hecho? ¿Estás especialmente orgullosa?
Estoy muy orgullosa, pero más que nada de lo que fuimos y de lo que conseguimos siendo tan jóvenes, sin experiencia, sin saber nada de la industria de la música, ni de lo que se supone que tienes que hacer en la banda. Sólo queríamos hacer música. No nos preocupa nada. No teníamos normas ni restricciones. Los discos, cuando los oigo me gustan, son increíblemente básicos y naíf. Me gustan, pero no… no creo que sea lo mejor que he hecho. Es muestra de un trabajo muy primigenio, y eso tiene su encanto.

¿Eres consciente de la influencia que ejercieron Marine Girls en un tipo de pop que hubo en el País Vasco a finales de los 80, el Donosti Sound?
No, la verdad es que no.

Esto es absurdo preguntarlo, porque no harás gira, pero si la hicieras, ¿crees que podrías encajar algún tema de Marine Girls? ¿Tienes alguna canción favorita o que te pegue con tu discurso de ahora?
Si fuera a hacer un concierto, tendría que hacer canciones viejas, y sería bonito hacer una selección de cada era, sería interesante ver qué seleccionar (piensa) No sé cómo lo haría… Podría ser alguna versión más sofisticada que la original. No sé… Mira, ¡otra buena razón para no salir de gira!

La canción del día: el choque entre arte digital y pictórico realza ‘Sense Likes’ de Desert

2

En la pasada primavera de 2017 el dúo barcelonés Desert, uno de los proyectos más prometedores que ha surgido en el pop estatal en años, lanzaba un nuevo single llamado ‘Sense Likes’, que jugaba con el doble sentido de la palabra en inglés (“sentido”) y catalán (“sin”), siendo en su lengua de cuna donde adquiría un mayor significado: “sin likes” nos parece que ya no hay vida, ¿verdad?

Ahora lanzan su vídeo oficial –que es además es el primero en la carrera de Cristina Checa y Eloi Caballé–, cuando nos acercamos a un año desde que se lanzara la canción. Sin embargo, la espera está más que justificada ante la calidad y potencia del clip. Dirigido por Castells & Garay, supone un choque entre arte digital y pictórico –la “estrella invitada” es el paisajista del siglo XIX Thomas Cole–, con expresivos emoticonos que se superponen a los cuadros del pintor norteamericano.

Pero hay mucho más en esta pieza, como esos bodegones alucinantes o los propios Cristina y Eloi, primero como modelos con máscaras llenas de pedrería y luego “contaminados” con un infección plateada y dorada sobre sus cuerpos. Una audaz aproximación visual a su universo que, sin duda, realza esta gran canción de dream pop electrónico marca de la casa. El vídeo, cuenta la nota de prensa, “gira en torno a la idea de Memento Mori, un recordatorio artístico de la inevitabilidad de la mortalidad. En palabras de los directores: «Algún día en algún lugar, mucho antes de que nos hayamos ido, tal vez una de nuestras creaciones tratará de recordarnos, juntando fragmentos perdidos de su memoria de nuestro mundo: un memento mori de plástico corrompido.””

El single, que publicó el sello neoyorquino Cascine el pasado mes de mayo, no saciaba nuestras ansias de un álbum suyo del que, hoy por hoy, seguimos sin noticias. Desde 2012 (!) nos hemos tenido que conformar con los EPs ‘Camins’ y ‘Envalira’ y este ‘Sense Likes’. Y no podemos más.

Ataque de Caspa / Frecuencias

0

¡Hay un disco nuevo de Ataque de Caspa en el mercado! El grupo madrileño formado alrededor de 1984 y cuya maqueta se sacó de un cajón en 2011 después de que Los Punsetes incorporaran a su repertorio ‘Viaje a Egipto’, ha publicado ya más cosas en nuestra década que en los propios años 80. No era muy difícil pero ahí están su espléndido disco con sus temas en la cara A y las versiones de Punsetes, Klaus&Kinski o Linda Mirada en la cara B, su álbum ‘Sol’ de 2014 y ahora este nuevo largo llamado ‘Frecuencias’ que ha aparecido en el mercado sin previo aviso y también en las plataformas de streaming, «escrito y producido por Ataque de Caspa».

La filosofía «do it yourself» que para bien o para mal caracterizaba al grupo permanece, por tanto, inamovible. Es como si Ataque de Caspa consideraran el amateurismo seña de su identidad y encanto tres décadas después, cuando la clave de que hayan ganado tantos seguidores (sin duda fueron el grupo con más público de todo el Madrid Popfest) no esté tanto en eso como en las canciones.

Por suerte estas siguen sonando tan espontáneas como si continuasen siendo adolescentes o, mejor aún, las hubieran rescatado aún de aquella época. ¿Os imagináis que hubiera un saco sin fondo? En cualquier caso, esa inmediatez se evidencia desde la primera escucha del disco, cuando ‘Frecuencias’ se abre con dos canciones tan directas como son ‘Sistema solar’ y ‘Espejos’. Especialmente la primera se crece gracias a sus 30 segundos finales, elevados por su celestial teclado, terminando por resultar una de sus composiciones más pegadizas.

Y las bazas de Ataque de Caspa no se han quedado ahí. Una de las canciones que más enteros va ganando a medida que avanzan las escuchas es ‘Telón de acero’, la que han dejado para el final. El riff de guitarra que abre es el cruce perfecto entre los Strokes y David Bowie, al tiempo que dota a la canción de un misterio acorde a su título y a su letra. También muy, muy «early Strokes» suena la inmediata ‘Relojes’, beneficiada por su enumeración de distintos improbables relojes, entre ellos uno de Costello en un disco.

La abstracción continúa siendo parte de la gracia de unas letras que no siempre sabes de qué van exactamente, como es el caso de ‘Frecuencias’, ‘Dos palabras’ o la excelente ‘Tostadas’. No sé si su extraño piano como sacado de un medio tiempo romántico de los 70 suma o más bien resta, pero la melodía es tan intachable como irresistible su extraño costumbrismo («he olvidado ducharme esta mañana»), quizá etílico («no sé cuál es tu nombre / ni si eres mi amigo / no me acuerdo lo que hice ayer contigo»). En cualquier caso, el disco también agradece pistas con los pies más en la tierra, como ‘Para’ («tú… venga a darle vueltas / ¿no ves que no hay manera? / ¡Para, para, para, para!») o ‘Siempre’, que parece una canción de ánimo para alguien que no para de caerse, en la estela de Los Fresones Rebeldes, o sea, de nuevo, los mejores Alaska y los Pegamoides. Un grupo de canciones frescas y rápidas que no se ciñe a los parámetros del punk-pop.

Calificación: 7,5/10
Lo mejor: ‘Telón de acero’, ‘Tostadas’, ‘Relojes’, ‘Sistema solar’
Te gustará si te gustan: Alaska y los Pegamoides, Los Punsetes, Espanto, Blondie
Escúchalo: Spotify.

Una de las monjas con las que Katy Perry se disputaba un convento fallece en el tribunal

22

En un extraño giro de los acontecimientos tan surrealista que ningún guionista de televisión podría haberlo imaginado, Sor Catherine Rose Holzman, una de las dos monjas que buscaban impedir a Katy Perry la compra de un convento en Los Ángeles (que en realidad pertenecía a la Archidiócesis), ha fallecido repentinamente esta semana durante una diligencia judicial posterior al fallo del tribunal, que dio la razón a Perry y no a la restauradora y promotora inmobiliaria Dana Hollister (a través de la cual las monjas esperaban que Perry no comprara el inmueble).

TMZ relata que, durante la audiencia, la Hermana Holzman expresó al juez: “pedimos a Dana Hollister que nos salve y a Katy Perry que, por favor, pare”, porque “[el caso] no le está haciendo bien a nadie, solo está haciendo daño a muchas personas”. Poco después de emitir estas palabras, Holzman se desplomaría en el suelo y moriría in situ en el tribunal.

Para añadir más drama a la historia, la otra monja involucrada en el caso,Sor Rita Callanan, tras la muerte de su compañera, aseguró en una entrevista para FOX LA que el “estrés” producido por el embrollo judicial que las ha enfrentado con Katy Perry ha “matado” a Holzman. La religiosa tenía 89 años.

Siguiendo con el tono de historias absurdas sobre Katy Perry de este domingo, la autora de ‘Witness‘ ha mostrado su talento oculto durante una valoración de American Idol: hace la rana. No es la primera vez que la vemos hinchar su cuello de esta manera, pero sí que la vemos hacerlo en pleno prime time. Fascinante.

«Yo he venido de mi casa»… No tengo pasta

6

Todos los «Yo he venido de mi casa», aquí.
Oli + Glu son la ilustradora Oli, líder de Axolotes Mexicanos, y el músico Gonzalo R. Checa.

‘La peste’: Los Lannister de Sevilla y el Siglo de Oro que no veías en ‘Águila Roja’

2

10 millones de euros y comparaciones con ‘Juego de Tronos’ en diversos medios han creado unas expectativas altísimas para ‘La Peste’, la nueva serie de Movistar. O, más bien, LA serie de Movistar: ya habíamos podido ver ‘La Zona’ o ‘Vergüenza‘, pero es con la de Alberto Rodríguez con la que van a por todas. Esos 10 millones se ven reflejados en una ambientación para quitarse el sombrero: muchas reseñas comparten juego de palabras al argumentar que “se puede oler la peste”, pero es que es totalmente cierto. El equipo de la serie consigue darnos asco y repulsión (para bien), pero no solo con la suciedad de las calles, sino con la suciedad moral. Y es que ‘La Peste’, como ‘Águila Roja’, está ambientada en nuestro Siglo de Oro, pero con una visión muy distinta.

En esas conseguidas sensaciones juegan un papel fundamental la fotografía, a cargo de Pau Esteve, y la música, obra del jerezano Julio de la Rosa, que ya había trabajado en varias ocasiones con Rodríguez (llevándose un Goya en una de ellas, por la música de la estupenda ‘La Isla Mínima‘). Banda sonora y fotografía, junto a la ambientación en sí, nos trasladan a la Edad Moderna pero a la vez a un mundo apocalíptico, lleno de muerte, supersticiones e injusticia. Todo eso lo respiramos gracias al estupendo trabajo técnico, pero también artístico: si bien es cierto que el protagonista resulta, como suele ocurrir, menos interesante que algunos secundarios (Pablo Molinero hace, no obstante, un buen trabajo y, aunque cierto momento de su personaje queda un poco extraño, parece algo achacable al guión), aquí brillan especialmente Patricia López Arnáiz y Paco León -en un registro bastante distinto-, además del menos conocido Sergio Castellanos y de secundarios eficaces como Paco Tous, Lupe del Junco y Manolo Solo.

En el caso de López Arnáiz, uno se queda con las ganas de más protagonismo para ese personaje y, en general, de más protagonismo femenino: en el piloto el papel de las mujeres es meramente anecdótico, y luego mejora, pero no lo suficiente (y sí, en un contexto así se pueden construir personajes femeninos con arcos interesantes, sin que eso suponga un anacronismo). Tampoco ayudan en este sentido los innumerables desnudos de mujeres que, sorpresa, no tienen equivalentes masculinos, polémica que comparte también con ‘Juego de Tronos’.

Ésta es, junto a la trama de thriller (que flojea en comparación), una de las pocas pegas que se le puede poner a la obra de Rodríguez… pero, lo que a algunos nos parece poco, otros ven demasiado: se han criticado las “dosis de feminismo” (literal) a la vez que se le daba cera a la serie por sus “imprecisiones históricas”. Las hay, como las hay médicas (habría que estudiar la epigenética de alguien que sobrevive a heridas sucias de apuñalamientos y a meses sin dormir), pero el entrecomillado se debe a que el impacto de ‘La Peste’ no es tanto su calidad (que la tiene) sino el tirón de alfombras que ha supuesto, y lo que de allí ha salido: sería absurdo hablar de esta producción y no mencionar el montón de reacciones airadas en forma de artículos -especial relevancia ha tenido el escrito por la polémica historiadora malagueña Mª Elvira Roca- que usan la excusa de las “imprecisiones” cuando realmente las críticas van, admitámoslo, por mostrar lo incómodo de nuestra Historia. Por coger el período más grandioso de nuestra Historia y decir que quizás no era todo tan perfecto. Y esto la convierte en una serie necesaria.

‘La Peste’ es, en definitiva, una serie que habla de España y que, al contrario de lo que sus críticos proclaman, no ataca al catolicismo ni al protestantismo, ni siquiera a la religión en sí; el ataque es a la ignorancia, como dicen desde su eslogan. La ignorancia es la responsable de que haya una turba de gente alegrándose mientras queman a sus semejantes. La ignorancia es la responsable de que gente que lleva vidas llenas de miseria vitoree, sin saberlo, a los responsables de esa miseria. Hemos avanzado mucho desde entonces, pero si en la actualidad es común que muchos se quejen cuando aumentan los derechos del vecino, en lugar de luchar por los suyos, quizás algo de esa “peste” siga presente, y cada uno de nosotros (incluido tú que lees esto y yo que lo escribo) siga teniendo parte de esa ignorancia, parte de esa envidia. De esa gangrena de la que hablaba Unamuno. “Como sevillano y como personaje sevillano que interpreto, hay algo de la serie que explica mucho la idiosincracia sevillana, que es bastante compleja”, comentó Paco León y yo, como sevillano, lo suscribo, y lo amplío a lo que explica sobre nuestro país en general. Pero no nos confundamos: ‘La Peste’ no quiere que nuestra conclusión sea, a lo cuñao, “España es así, es que no tenemos solución”. Quiere que aprendamos de lo peor de nuestro pasado, y nada mejor para ello que lanzarnos a la cara lo peor de cuando estábamos mejor. Y nos lo lanza con un envoltorio majetuoso y a la vez ponzoñoso. Un envoltorio, ojo, que ha encandilado hasta a Boyero. 7,8.

La canción del día: Kacey Musgraves persigue público más allá del country en ‘Space Cowboy’

3

Kacey Musgraves es una de las autoras jóvenes de música country –en su facción más ortodoxa y comercial– que más ha dado que hablar en los últimos años, desde que debutara en 2013 con ‘Same Trailer Different Park’ (con el que obtuvo 2 premios Grammy en su categoría). Con su segundo álbum ‘Pageant Material’ ya consiguió trascender la escena country, siendo muy bien recibido por medios como Pitchfork y destacando con canciones ultrapegadizas y, sí, pop como ‘Biscuits’.

Después de haber lanzado en 2016 un disco navideño en el que colaboraban Willie Nelson –que ya aparecía en ‘Pageant Material’– o Leon Bridges, hace unos días Musgraves anunciaba la próxima publicación de ‘Golden Hour’, su cuarto álbum, tercero de canciones propias. Llegará el 30 de marzo y ha sido adelantado por dos canciones que están dando muchísimo que hablar en audiencias no habituales del country mainstream. Se trata de ‘Butterflies’, una edulcorada pero preciosa balada de amor, y ‘Space Cowboy’ que, pese a lo que pueda inspirar su título, no tiene nada que ver con una fantasía científica.

Se trata de una canción de desamor en la que su título, en realidad, necesita una coma. “You can have your space, cowboy”, canta la texana en su estribillo, dejando una pausa tan explícita como eterna entre las dos palabras que conforman el nombre de la canción, dejando ir a ese hombre que confiesa que no quiere seguir adelante con su relación. Musgraves profundiza en la herida aún más: “No voy a encerrarte / Vamos, cabalga en tu Silverado (un modelo de pick-up) / [Aunque] creo que te veré por aquí de nuevo / Conozco mi lugar, y no es junto a ti”, remata el coro principal de la canción. Kacey ha profundizado en esa metáfora sobre “encerrar” a su ya-no-amante en un post de Instagram, contando que le inspiró lo que le explicó su profesor de monta cuando un semental se enfrentaba a ella y saltaba amenazante desde el interior de su cercado: “Chica, cuando quieren irse, se van… Ni siquiera tiene sentido cerrar la puerta”.

La canción, compuesta y producida por Musgraves con la colaboración de Ian Fichuk –que recientemente ha trabajado con Niall Horan, James Bay, Kesha o Lissie–, y Daniel Tashian –de The Silver Seas–, es una balada country-pop exquisitamente arreglada, en el que el dobro y el slide guitar tiene tanto peso como sintetizadores y los efectos vocales, dejando brillar su gran melodía vocal. La cantautora no oculta que en este nuevo álbum busca nuevos públicos, aunque no parece que se le pase por la cabeza ser la nueva Taylor Swift: “he tratado de enfocar este álbum para alcanzar a gente ajena a la música country, pero también incluyendo a los que han estado ahí por mí. Confío en que todas las vertientes encontrarán algo de su gusto en él”, ha dicho a Music Weekly. De momento, parece que va por buen camino.