Inicio Blog Página 935

Estreno: el homenaje definitivo de Xoel López a ‘Madrid’ ya tiene vídeo

1

El último disco de Xoel López se llamaba ‘Sueños y pan‘, y venía presentado por un single llamado ‘Jaguar’. Sin embargo, el público se ha decantado espontáneamente por otras pistas y las canciones del álbum más escuchadas por sus seguidores han sido ‘Lodo’, que ya pasó por nuestra sección «La Canción del Día», y ‘Madrid’, de la que hoy JENESAISPOP estrena el videoclip. El vídeo es lluvioso y oscuro como lo han sido estos invierno y primavera en la ciudad, si bien Xoel termina en él bien arriba, haciendo una versión acústica de esta canción, en su versión de estudio empapada de la euforia del Boss. Foto: NIETE.

Xoel ya ha explicado en varias entrevistas lo importante que ha sido para él la ciudad, una de las muchas en que ha vivido, y ahora ha rodado el vídeo por supuesto en Madrid, «retratando la capital de una forma diferente a la habitual». Según la nota de prensa: «Madrid nos habla de la primera vez que alguien cruza una ciudad desconocida. Nos habla de lo incontrolable, del azar de todos los caminos. Nos habla del paso del tiempo, de detenerse a observarlo y habitar sus calles con sueños y recuerdos. Nos habla de lo frágil y viva que es una voz en directo en el techo de un taxi, quizá sobre el Puente de los Franceses… muchos son los sentimientos que Xoel nos deja entrever en esta pieza que rebosa alma analógica, firmada por el director Jorge Cantos y la productora MAMMUT».

Xoel actuará en la mencionada Madrid el próximo 6 de julio (Auditorio Nacional), pero también le esperan muchas otras fechas como Nigrán (26 de julio), Palma de Mallorca (28 de julio) o Sonorama (9 de agosto). El 7 de julio estará en Portamérica, donde también actuarán Imelda May, Pussy Riot, Jenny and the Mexicats, Vetusta Morla, La Habitación Roja, Viva Suecia, Neuman o Miranda! El sábado 7, día de Xoel, será el turno de Izal o El Columpio Asesino.

La canción del día: Meg Myers representa en ‘Numb’ una espeluznante metáfora de la presión laboral

1

Parece que Meg Myers no salió demasiado bien parada de su paso por la multinacional Atlantic Recordings, que publicó su notable primer álbum ‘Sorry‘ y EPs como ‘Make A Shadow‘. «Mi anterior compañía discográfica estaba buscando que sacara de mí algo con lo que no me sentía bien por muchas razones. Estaba frustrada y lo canalicé en esta canción». Esto es lo que Myers explica ahora a NPR sobre ‘Numb’, su single de regreso publicado semanas atrás. Ya no lo hace con la misma etiqueta, claro está. Aunque adivinad quién se encarga de la distribución de su nuevo sello, el independiente 300 Recordings (Fetty Wap, Cheat Codes, Rejjie Snow, Maggie Lindemann), en Estados Unidos…

Con esta canción, la artista de Nashville se rehace de este lapso de 3 años en el que ha tenido que abandonar lo hecho para recuperar el control de su carrera. Lo hace de manera magnífica, apoyada en su fiel colaborador Chris Langdon para entregar este engañoso –una constante en el cancionero de la autora de ‘Desire‘, ‘Monster’ o ‘Lemon Eyes‘– medio tiempo guiado por un bajo reminiscente de Pixies y un piano solemne, que conducen al estallido de un estribillo que nos traslada a los Garbage más punk y rabiosos, con el que Meg libera de manera explícita aquel tormento: «Odio sentir este peso sobre mis hombros, empujando la presión sobre mí / Crees que quieres lo mejor para mí pero nada importa en realidad / Si lo fuerzas, no vendrá / Creo que me siento paralizada».

Escribiendo esta canción, Myers en realidad vio que esta situación no se circunscribía únicamente a la industria musical. «Descubrí que este sentimiento era algo que había experimentado durante toda mi vida, y decidí buscar dentro de mí misma y confrontarlo. Quería que el vídeo representara este incómodo sentimiento para el espectador», dice. Y así es: en su clip oficial, Myers se sitúa en un entorno laboral tipo en el que sus compañeros y jefes la tocan sin motivo aparente y de manera aparentemente sutil, pero la insistencia de estas «microagresiones» se va haciendo cada vez más insoportable.

‘Numb’ es sólo la primera de las canciones que Meg Myers lanzará este año. La pasada semana presentaba ‘Take Me To The Disco‘ que da nombre al segundo álbum de estudio que publicará próximamente y que, en contra de lo que pueda sugerir su título, se trata de una balada al piano que recuerda esos ecos a lo early Tori Amos que siempre hemos visto en la cantante.

Demi Lovato cancela varias fechas por problemas de salud, pero mantiene el resto de su tour

11

Según ella misma informaba en sus redes sociales mediante un comunicado, Demi Lovato canceló su concierto del pasado lunes, 10 de junio, en Londres apenas unas horas antes de celebrarse. Nada menos que en The O2 Arena, un recinto de unas 20.000 personas de capacidad. En el citado escrito, “entre lágrimas, frustración y tristeza”, Lovato dice encontrarse “muy, muy enferma” debido a un problema con sus cuerdas vocales y que, de haber actuado esa noche, hubiera puesto en riesgo el resto de su gira europea.

Esta fecha de Londres, en todo caso, ya ha sido reubicada: será el próximo día 25 de junio, “después de actuar en Madrid y el Rock In Rio [en Lisboa]˝. Sin embargo, parece que no va a ser la única fecha pospuesta. Hoy, 12 de junio, debería actuar en la ciudad británica de Birmingham, pero según se desprende de sus mensajes en Twitter, volverá a cancelar. “Estoy literalmente disgustada por tener que posponer este próximo show de Birmingham”, ha dicho hace unas horas. “Nunca he tenido que cancelar shows por mis cuerdas vocales o por estar enferma en mi VIDA”. Con todo, conserva el sentido del humor: “¿La parte más excitante del día? Tener una cámara introducida en la nariz y garganta para dar un vistazo a mis cuerdas vocales. Y aún así, ha sido menos invasivo que los paparazzi”, decía en dos tuits.

Sus fans españoles, egoístamente, no deben perder la esperanza: Lovato aún tiene 9 días por delante hasta sus conciertos en Barcelona, el 21 de junio en el Palau Sant Jordi, y Madrid, el 22 de junio en el Palacio Vistalegre, con DJ Khaled como telonero. Demi presenta ‘Tell Me You Love Me’, su buen álbum de soul, R&B y pop publicado el año pasado, aunque recientemente ha estado de actualidad por sus colaboraciones con Christina Aguilera –en el single ‘Fall In Line’– y Clean Bandit –en el “banger” ‘Solo’–.

Lily Allen / No Shame

19

Cómo son los artistas. Cada vez que lanzan un disco tratan de convencerte de que el último es el mejor y para ello se sirven de coartadas conceptuales, vídeos de lo más llamativo, productores emergentes como DJ Dahi, grandes directos con un nivel considerable de superproducción… y después de unos pocos años resulta que el artista afirma que ese disco no estaba tan bien, que la discográfica metió mano, que no hubo libertad artística, etcétera… haciéndote sentir un auténtico imbécil por haberlo defendido. Todos sabemos que ‘Sheezus‘ no era tan bueno como ‘Yeezus’, y a nadie ha sorprendido que fuera cosa del sello realizar una versión de Keane; pero confunde ver cómo Lily Allen le echa tierra encima, por dos motivos. El primero es que fue un disco interesante, avanzado y necesario en tiempos en los que no se hablaba tanto como ahora del machismo en la industria musical; y el segundo es que ‘No Shame’ no ha tenido precisamente una promo mejor. Entre filtraciones varias, singles equivocados que no han ido a ningún sitio y cierta vaguedad en su concepto general, todo apunta a que el nuevo álbum se la va a pegar. Si te quejas de tu sello, de la promoción que te hizo en la era anterior y de la imposición de ciertas decisiones artísticas, al menos que lo que traigas ahora bajo el brazo sea muchísimo mejor. ¿Y está siendo el caso? El debate podría extenderse durante horas, pues ‘No Shame’ es un buen disco, pero no el disco de «comeback», tras 4 años de silencio, que necesitaba Lily Allen tras el traspiés comercial de ‘Sheezus’.

Se ha quedado a las puertas, eso sí, y da la sensación de que con un poco de tijera, otra disposición de los elementos, y cierto reconducir de las cosas por parte de un mánager o un sello (sí, a veces hacen un buen trabajo, que se lo pregunten a Kylie Minogue) podríamos estar hablando de un gran disco de Lily Allen. La cantante se popularizó a mediados de la década pasada tras despuntar como estrella de MySpace. A diferencia de Arctic Monkeys, que enseguida todos identificamos como una banda de rock tradicional, el fenómeno de Lily Allen puede entenderse como un paradigma de lo que fueron las estrellas 2.0 y siguientes. Conocimos su voz y sus opiniones a través de una red social, muchas de ellas en carne viva, y como tal fue un precedente de iconos como Lena Dunham o Soy Una Pringada. Lily fue «una voz de su generación» y no solo para las chicas. Aquel «qué mala soy: tengo 23 años y me he bebido todo el alcohol gratis que había en la fiesta» que pronunció una vez tras aparecer en los tabloides perjudicada nos representó a muchos por completo.

‘No Shame’ es otra declaración de intenciones desde su mismo título, hábilmente promocionado en su propio Twitter con unas fotos en las que se le ve la «vagina pulcramente recortada«, y lo mejor que se puede decir del largo es que sigue conectando a Lily Allen con su generación a través de unas letras que hablan de su divorcio, del miedo a ser mala madre, de la adicción al alcohol, de la adicción al sexo o de la ilusión de descubrir un nuevo amor. Esto es la vida de Lily Allen en la misma medida en que lo fue ‘Alright Still‘, solo que 12 años después.

Musicalmente, y como aquel debut de 2006, ofrece una mezcla de sonidos jamaicanos -ahora actualizados a las modas de hoy- y canciones más lentas y sensibles, al modo de su pequeña obra maestra, la adorable ‘Littlest Things’. En este último grupo hay que destacar esa letra de ‘Apples’ que recurriendo a la decadencia del sexo en una pareja duradera o a la mala influencia de no haber contado con una familia estable, corta el hipo tanto como la canción de Cigarettes After Sex en que se inspira, ‘K’; ‘Three’, en la que Lily Allen se pone en la piel de una de sus hijas («nunca puedes jugar con nosotras porque siempre estás de gira»); el piano beatliano de ‘Family Man’; o ‘Higher’, en la que un adictivo y de nuevo sencillo riff de guitarra sirve para reflexionar sobre los males de la industria musical.

En cuanto a los temas más bailables, le sienta bien a Lily Allen haber sucumbido a los sonidos de Mad Decent y a esa cadencia tranquila que impregna las emisoras las playlists de Spotify por la vía de Post Malone. Los singles de este disco y los que podrían serlo evitan toda estridencia -más allá de algún bocinazo- para optar por lo sutil. Son canciones como ‘Trigger Bang’, un grower que quizá tarda demasiado en refulgir, la buena intro que supone ‘Come On Then’ que, con cierta reminiscencia de ‘The Fear’, plantea «sí, soy una mala madre y una mala esposa / lo has visto en las redes, lo has leído online»; la efectiva ‘What You Waiting For’, un tanto rihannesca, también sobre la decadencia del matrimonio; o la divertida ‘Your Choice’ con Burna Boy, en la que hace alarde de su bonito tono más agudo.

Ambas vías conforman una secuencia interesante y entretenida, aunque carente de hitazo tamaño ‘Not Fair’ y tampoco en la disposición más óptima. Está muy bien que Lily Allen no haya reducido estos 4 años de su vida a su divorcio, pero a veces es todo un choque la aparición de según qué temáticas. Se ve muy bien cuando después de algo tan tierno como ‘Three’ aparece un brusco tema sobre la adicción a las drogas llamado ‘Everything to Feel Something’, cuyo «my heart aches» no es precisamente el mejor estribillo del disco. En ese momento estamos pasando de un tema de una sensibilidad enorme a un trágico «he intentado de todo por sentir algo» que resulta bastante inverosímil, pues Allen ha demostrado con creces que sí «siente» cosas, y de ahí a su vez pasamos sin venir a cuento a un tema híper alegre de dancehall llamado ‘Waste’.

Y quizá este habría sido un cierre gracioso para cerrar el álbum, pero aún queda ‘My One’ sobre follar con diferentes chicos sin parar, la mencionada declaración a un nuevo amor de ‘Pushing Up Daisies’ y la llamada final a otras mujeres contra el patriarcado de la amable ‘Cake’, que quizá si fuera tan relevante debería haber aparecido antes. Ninguna está mal pero ninguna de estas pistas finales se beneficia de su colocación en el álbum: parecen ya bonus tracks.

Lily Allen puede presumir de ser quien manda entre una multitud de créditos que incluye a Fryars, Mark Ronson, Blood Pop, Ezra de Vampire Weekend, Starsmith y muchísimos otros. No adivinarás en qué tema está cada uno porque aquí solo hay una protagonista: Lily en la búsqueda de un álbum bueno, honesto e híper realista, aunque lo que le haya quedado sea más bien uno de esos que sus fans reestructurarán y rearmarán a su antojo en su plataforma de streaming favorita.

Clasificación: 7,5/10
Lo mejor: ‘What You Waiting For’, ‘Apples’, ‘Trigger Bang’, ‘Your Choice’, ‘Three’
Te gustará si te gusta: Post Malone, Diplo, Adele
Escúchalo: Spotify

David Otero: “Hay que admitir que no todo es la hostia, que sufro, que me preocupan muchas cosas”

16

David Otero, el que fuera alma mater de El Canto del Loco y luego adoptara –por timidez– el nombre de El Pescao, acaba de publicar su segundo disco en el plazo de un año. Un ‘1980‘ que, ya en su impetuoso primer single, ‘Jardín de flores’, mostraba cierta intención de rendir homenaje a los sonidos de esa época. Sin embargo, como queda claro en la escucha del disco completo y nos explica en esta entrevista, no es una mirada nostálgica porque sí, sino que tiene un trasfondo más personal y también tiene una parte más contemporánea.

Días después de su publicación, nos sentamos en el lobby del hotel del Eixample barcelonés en el que se aloja David, que se muestra encantador y parlanchín hasta el punto que la representante de su compañía nos tiene que cortar para poder seguir con la promo. Muy relajado, nos cuenta todo sobre este álbum: la tristeza inherente a muchas de sus canciones pese a su aspecto brillante, por qué ha preferido evitar como singles los temas más bailables del disco y referentes más (como Madonna, Cyndi Lauper, A-Ha) o menos (como Mano Negra) evidentes. Además de la participación de una canción suya en la gala de Operación Triunfo para Eurovisión 2018 o su más o menos sorprendente participación en el próximo Arenal Sound, donde compartirá escenario con sus admirados Zoé o Carlos Sadness y con cosas que admira menos como Bad Bunny o Azealia Banks.

“He tenido épocas en las que me ha costado más hacer disco, pero ahora prácticamente lo he vomitado”

Lo primero es preguntarte por lo atípico de ‘1980’, que es tu segundo disco en un año. Un poco atípico, para lo que viene siendo ahora la industria, ¿no?
¡A la antigua usanza! Igual es que yo vengo de otra generación… Bueno, he tenido épocas en las que me ha costado más hacer disco, pero ahora prácticamente lo he vomitado. Era como que necesitaba hacer otro disco rápido y como me gustó mucho la experiencia con Tato [Ndr: Latorre, de Maldita Nerea, que también produjo ‘David Otero’]… A veces uno deambula por la vida hasta que encuentras alguien con quien conectas, y yo había deambulado un poco en temas de producción, aunque las he disfrutado mucho: disfruté mucho con mi primer disco [Ndr: como El Pescao], que lo produje yo mismo, y luego muchísimo con Max Dingel [Ndr: productor de The Killers, White Lies o Miss Caffeina, que produjo ‘Ultramar’ para El Pescao], que aunque me encantó trabajar con él, que además lo busqué yo porque era fan, luego no se trasladó al disco como yo buscaba. Aunque él es una persona alucinante y su trabajo es un flipe, ¿eh? Sin embargo con Tato todo fue distinto, porque nos encontramos. Verás, te voy a contar una cosa muy guay…

“[Sobre la rapidez en hacer este disco] Es como cuando te sale una paella buena y te dices “la semana que viene hago otra””

A ver, cuenta…
Es algo que no se suele contar en las entrevistas, pero… Yo creo mucho en las señales, y una persona me había dicho “tienes que trabajar con Tato, os vais a entender”. Por entonces yo no tenía productor, estaba un poco perdido, no sabía muy bien qué hacer… Así que le dije “guay, pues dile que me llame”, porque además yo a Tato le conocía de hace tiempo, de toda la vida. Entonces, un día iba conduciendo camino a mi casa, en las afueras, y había uno de esos atardeceres increíbles que tiene Madrid. Y en el momento que se abrían unas nubes y se colaron unos rayos de sol, el cielo se puso rosa como una cúpula gigante y, en ese momento, me llamó Tato. (Risas) Para mí fue una señal y supe que tenía que trabajar con él. Puede parecer una tontería, pero a mí estas cosas me cambian la perspectiva y me hacen tomar decisiones. Creo en esos momentos que te inspiran o te transmiten algo, soy un loco de ese tipo de decisiones. Por supuesto, me gustaba su trabajo, obviamente, pero eso me hizo pensar que ahí habría algo bonito. Y cuando hicimos ‘David Otero’ me encantó trabajar con él, aprendí muchísimo y me dije “quiero seguir aprendiendo con Tato”. Es como cuando te sale una paella buena y te dices “la semana que viene hago otra, esto no hay que perderlo”. (Risas)

También quería preguntarte por el concepto del disco, ‘1980’, porque mi impresión es que, más allá de algunos guiños estéticos, tampoco es un homenaje a esa era sino algo más personal, más íntimo.
Sí, es una especie de… psicoanálisis. Me encanta el psicoanálisis. Yo me he psicoanalizado más de una vez, me flipa ese proceso, buscar procesos en la recurrencia de decisiones en tu vida… Y decidí irme a buscar a un momento de mi vida en el que estaba un poco virgen de… [Ndr: Duda y vuelve a empezar] Hay como dos partes de ti, una que es la subconsciente, que saca un montón de cosas que viajan por tu mente hasta que las pescas; y otra es la racional, la que vive el día a día, y piensa que tienes que tú y tu familia tenéis que comer de tu trabajo. Cuando te creces las dos van en paralelo y es muy difícil disociarlas, y entonces pensé “¿y si me voy a buscar a aquel niño, más creativo, más irracional?” Fue un poco sin querer, pero he revivido esa época con mis hijos, y decidí ir a buscar esa parte de ti que no tenía tantas barreras, en la que lo racional y lo irracional se cruzan. Ese niño que no tenía miedo, que vivía la música sólo porque le gustaba, sin pensar en negocio, en ventas… nada más que porque le gustaba.

Y ahí también me he reencontrado con esas referencias [musicales] a las que siempre he hecho guiños en mis discos, al pop electrónico, a sintetizadores, cajas de ritmo. Por eso hemos centrado el arte de este disco en ese niño que era yo y que luego, cuando te haces un poco más mayor, se empieza a perder. Así que empezamos a escuchar música que escuchaba en esa época y tomamos referencias de ahí, por supuesto, yo no me invento nada. Es como si coges colores que te vas encontrando y pintas.

“Estuvimos escuchando a Madonna, Cyndi Lauper, ’Take On Me’ de A-Ha, que es oro, Mecano… (…) Pero no nos quedamos sólo en las ochentadas más tópicas”

Lo que más me costó fue dar con el título del disco. Tengo una nota de voz con 50 títulos posibles, y ninguno me servía. Y al final surgió cuando estábamos grabando el videoclip para ‘Jardín de flores’, que se filmó en mi antiguo colegio. Sentado en el suelo contra la pared, como entonces, mientras subía una foto en Instagram sobre el clip, surgió “¿qué hashtag usamos?” Y alguien dijo “1980”, y me hizo “clic”. “¡Premio!” (Risas) Ese mismo día volví a casa y me puse a buscar fotos de cuando era pequeño y me puse a sobreimpresionar ese “1980” con las letras del reloj digital. Y de ahí salió el arte y el concepto. Ahí todo encajó, porque además habíamos estado comprando sintetizadores de la época –un Juno, un Jupiter, una TR-08, una Roland CR-8000–, escuchando a Madonna, Cyndi Lauper, ’Take On Me’ de A-Ha, que es oro, Mecano, Alaska, a la que quiero mucho… Pero no nos quedamos sólo en las ochentadas más tópicas. También escuchamos Dire Straits, Tom Petty, que me encanta, y mi hermano que es muy fan ve un punto de semejanza en algunas de mis canciones, los primeros discos de Metallica, Def Leppard… ¡Def Leppard me flipaban!

“A mí no me gustan mucho ni el rap ni el reggaeton (…) pero no lo critico, lo respeto y entiendo que sea un movimiento, porque dicen cosas que no has oído antes, y es un lenguaje nuevo. Es tan guay… Eso es la vida”

¡Anda! Veo que a muchos chavales de aquella época nos pasó igual…
¿Verdad? Yo es que soy muy fan, ‘Hysteria’ y ‘Pyromania’ son para mí… Me acuerdo que entonces tenía 9 años y mis amigos no tenían ni puta idea de qué era eso, ellos estaban con Parchís. Y les ponía aquello y claro, alucinaban, les molaba un huevo. Pensaba “¡qué burradas hacen!” Imagino que es lo mismo que les pasará ahora con el trap… A mí no me gustan mucho ni el rap ni el reggaeton, porque yo soy más pop, pero no lo critico, lo respeto y entiendo perfectamente que sea un movimiento, porque dicen cosas que no has oído antes, es un lenguaje nuevo. Es tan guay… Eso es la vida. Claro, los que se quieren anclar en una época les jode eso, que vengan otros nuevos y digan “¡bah!” [Hace un gesto apartando con la mano] A mí me parece natural, todo es válido, aunque sea un producto de marketing puro y duro. Si está ahí hecho, es porque tiene una misión.

En todo caso, el disco está como partido en dos: hay una que tiene esas reminiscencias de forma muy clara y otra más contemporánea o, al menos, más difusa…
Totalmente, así es, ni yo sé cómo encasillarla… (Risas)

“Hasta hoy todo lo que he hecho se puede decir que es incoherente, y a mí eso me gusta”

¿Cómo pensaste que se podía llegar a equilibrar ambas partes?
Pues siendo un inconsciente. (Risas) Porque si lo hubiera hecho de manera consciente igual me hubiera rayado demasiado y hubiera parado. Es lo que te decía antes de la parte irracional, el que ha tirado del carro esta vez en cuanto al repertorio y mezclar estéticas ha sido ese, y voy a muerte con él. Pero no ahora, en toda mi carrera. No digo que no tenga un disco coherente de principio a fin, pero no tengo miedo a mezclar, igual un día me da por hacerme un disco entero con con la misma sonoridad de principio a fin, a lo The Whitest Boy Alive. Pero hasta hoy todo lo que he hecho se puede decir que es incoherente, y a mí eso me gusta. Aunque haya elementos que la unan, mi voz, tres acordes mayores luminosos, etcétera. Pero todos se han movido en un flujo desde el pop rock a la electrónica, pasando por cosas más elaboradas y experimentales, en algunos acordes… Una vez me llamó Fon Román, que para mí es uno de los guitarristas más creativos que conozco, y después de pasarle la maqueta de mi primer disco me dijo “¿qué has hecho aquí? ¡Es superraro!” Y me pidió meter guitarras en esa canción. Para mí, viniendo de él, fue uno de los mayores halagos.

“Hay otros artistas, como Radiohead, cuya estética es precisamente dar un giro en el compás 7. Y piensas “¿por qué haces esto aquí? ¡Si no hacía falta!” (…) Pero su estética es esa. Yo soy más dulce”

Antes hablabas de acordes luminosos, y este es un disco bastante luminoso, incluso en las canciones líricamente más tristes o melancólicas…
Pues es que me he dejado llevar bastante, la verdad. A la hora de seleccionar repertorio, había temas que eran más interesantes a nivel armónico y que nos apetecía más desarrollar. Pero en el pop, hay movimientos armónicos que, según dónde los sitúes y cuándo, pueden dificultar la escucha de una canción. O facilitarla, depende. Y yo, si tengo que hacer un cambio de armonía o una modulación, prefiero hacerlo de la mitad hacia el final, porque sí que me parece que, para entrar en una canción, hay un camino. Y ese camino tiene que ser transitado con amabilidad, con cariño, al menos para mí. Hay otros artistas, como Radiohead, cuya estética es precisamente dar un giro en el compás 7. Y piensas “¿por qué haces esto aquí? ¡Si no hacía falta!” Pero su estética es esa. Yo soy más dulce, en cómo llevarte a escuchar mi música. Por eso hasta que no has entrado, cuando ya estás con confianza, digo “ahora mira hacia allá”. Al final la música refleja la personalidad del que la escribe, y yo no soy de esos que si invita a alguien a casa, le agarra por el hombro y le dice “¡vente a tomar una birra!” Primero le doy la bienvenida, le invito a sentarse… y luego ya le abro una ventana y le digo “mira qué bonito el campo”.

Una de las canciones que están a medio camino de ambas facciones es ‘Baile’, el dueto con Rozalén. ¿Cómo surge esta canción?
La canción, al principio de todo, surge en Portugal, en unas vacaciones con mis hijos en la península de Troya, un sitio superturístico al sur de Lisboa, pero fuera de temporada. Me encanta ir a sitios así fuera de temporada. Y allí, en la playa, me salió ‘Baile’. Se la mandé a Tato en una nota de voz y, al maquetarla, le dije que yo veía una colaboración en esa canción. Tato no es muy pro-colaboraciones, es un poco… “¡Es mi tesoro!” (Risas) Pero le dije que había pensado en María Rozalén y él enseguida se abrió, lo vio claro. A mí ella me gustaba de hace mucho, incluso antes de que nos conociéramos. Pero, casualmente, hubo una temporada que me encontraba mucho con ella: coincidimos en lo de Operación Triunfo, que ambos presentamos canciones para Eurovisión, en una gala de una emisora de radio, en el camerino para un especial televisivo… Y ya un día que estábamos tomando algo juntos, le dije “mira, tengo todos tus discos, me encanta lo que haces. Me da mucha vergüenza, pero algún día me encantaría hacer una canción contigo”. Y enseguida dijo “¿cuándo y dónde?” Vino a mi estudio con Isma, su productor y guitarrista, y aunque yo ya pensaba en ‘Baile’, le propuse otras, por si acaso. Pero ella mismo escogió ‘Baile’, fue la primera que le enseñé y enseguida le gustó. Estaba casi hecho, pero le pedí que aportara una parte de letra y rehizo todos sus versos, metimos ese cambio de armonía que hay hacia el final, más ambiental, que fue idea de ellos… De hecho, lo regrabamos prácticamente entero. Es mi canción favorita del disco, primero porque la ilusión que me hace haber trabajado con ella, y también porque en ella he encontrado una forma de moverme vocalmente que encaja muy bien. Creo que va a ser una canción importante en mi vida.

Es una canción muy potente, pero yo veo singles más claros, como ‘Muerde el amor’…
¿Ah, sí? ¿Te parece que podría ser single?

Sí, la verdad es que sí. Me hace mucha gracia ese fraseo, o pseudo-rapeo, me recuerda a ‘Conga’ de Gloria Stefan.
Totalmente, totalmente… Ha sido una referencia. No es que hayamos dicho “vamos a fusilar el ‘Conga’ de Gloria Stefan”, pero sí que está ese tipo de fraseo ochentero [Ndr: me lo canta] que me encantan, y que también está en más temas. En ‘Gira’ hay otro de ese estilo, por ejemplo. Me flipa. Es una referencia clarísima, muy bien visto. De hecho, nosotros usábamos la expresión “Miami Sound Machine” para entendernos en el estudio. Además diría que está muy vigente ahora.

Precisamente en esta canción haces una cita muy chocante a H&M. Para una generación, como la mía, hubo un momento en que era como un sinónimo de modernidad –aunque barata, claro–, que ahora ya no lo es tanto. No sé si iba por ahí, o si es product placement directamente…
(Risas) ¡Qué va! ¡Ojalá que me llamen y me digan “vamos a hacer una campaña contigo”! Siempre que pagasen bien, claro, que uno tiene su caché. (Risas) No, yo es que cuando voy a vestir normal, voy ahí a comprar. Entonces “vestido de H&M” es como que “venía así, tal cual”, me pareció divertido. No sabía si se entendería…

Hombre, es muy chocante.
Es que hay veces que este tipo de guiños te sitúan en vivencias propias y te meten dentro de la canción. Es como si te vieras dentro de la tienda, mirando la ropa. A mí eso me gusta de las canciones, que tengan momentos visuales, aunque hagan referencia a una marca, sin ser product placement. Porque las marcas están en nuestra vida. Cuando Mecano cantaron “cocacola para todos”, y al menos en ese momento no estaban patrocinados, y es inolvidable. Te conecta con tu cotidianidad.

Volviendo al disco, para mí el gran temazo del disco, y estoy seguro que te parecerá una marcianada, es ‘Loca’.
¿Ah, sí? (Ndr: se parte de risa)

A tope, lo veo como el ‘Una vez más’ de este disco, aunque le veo un punto excesivo. Ese rollo de champeta, o merengue…
Sí, es demasiado. Es un merengue, sí. A la gente le descoloca mucho, pero es claramente un merengue, con un punto de salsa…

“No quiero quedarme encasillado en el rollo divertido-loco”

¿Cómo se te pasó por la cabeza hacer esto?
Pues por esa falta de filtros que te decía al principio. Nos divertía ese «tiqui-tiqui-tiqui», como de rollo nipón, oriental, metido en el mundo merengue. Yo tengo esos momentos de vacío mental en que entra todo… y entró esto. (Risas) Es divertida, aunque cuando empezamos a escuchar los temas del disco dije “ojo, no quiero quedarme encasillado en el rollo divertido-loco”, porque hago música con mucho rango. Si de repente, después de haber sacado ‘Una vez más’ como single fuerte, escogiéramos ‘Loca’, podría quedarme encasillado en el rollo “música divertida para bailar” y mi carrera va por otro lado. Hubiera sido fácil hacer un vídeo para ‘Loca’ y venga, que todo el mundo baile en verano. Pero si apuntas hacia allá, ¿dónde va tu carrera?

A ver, yo le veo un punto excéntrico, pero melódicamente me parece muy potente.
A mí también, ¿eh? Pero no quería seguir esa inercia, hay que pensar de manera más global. En el armario tienes el jersey amarillo que llama la atención, pero no te lo pones todos los días. Pero a mis hijos, por ejemplo, les encanta.

Eso es muy significativo.
Pues sí. Verás, cuando estuvimos construyendo ‘Loca’ estuve escuchando Mano Negra a tope. Ha sido uno de mis grupos favoritos, me ha flipado siempre, y me quedé alucinado con la reacción de mi hijo pequeño, que tiene 4 años, cuando sonaba: no sé qué le pasaba, pero se ponía endemoniado, en el buen sentido. (Risas) Se volvía loco, se quitaba la ropa y se ponía a bailar, esas canciones de ‘Casa Babylon’ con estructuras tan raras, sin pies ni cabeza, como si despertara en él un instinto de rebeldía o no sé qué. Yo me descojonaba. Estaba como poseído. Me parecen una pasada Mano Negra, y no entiendo por qué no están en boca de todos, cuando han bebido de ahí cantidad de artistas.

Antes te decía que, pese a ser muy luminoso, veía mucha melancolía en estas letras…
Sí, me interesa mucho esto, es algo que estoy trabajando y es un punto de mi vida en el que me encuentro. Como te decía antes, me gusta mucho la psicología, y me interesa mucho el concepto de la sombra en la psicología: todo ese cúmulo de decisiones que no tomas y que ves que sí toman otros, y te molesta no haberlas tomado tú. Ahí vas guardando un montón de información tuya que reprimes en tu día a día, y yo creo que a mí en mis letras me sale justo todo eso, y reflejan un poco cómo soy de verdad. Aunque creo que coloquialmente parezco un tío simpático, majo y agradable, luego tengo mi lado triste, en el que lo paso mal, hay cosas que me atormentan y me hacen sufrir. Y yo creo que, cuando haces la música con el corazón, salen estas cosas.

“Es importantísimo darle su protagonismo a la tristeza y a la melancolía, porque es una parte preciosa de la vida”

En las entrevistas que he hecho hasta ahora ya me lo han preguntado un par de veces, por lo que es evidente que ha salido y lo he parido. Si no, no estaría ahí, y me parece fundamental hablar de ello de una manera abierta. La melancolía y la tristeza son una parte importantísima en mi vida, y de esa nube, pesco cosas que me valen para las canciones. El problema es cuando lo reprimes. Por eso pienso que sacar ‘Loca’ como single hubiera sido un error, porque en este momento de mi vida necesito que haya un poco de melancolía, no de fiesta y baile. Hay cosas que me duelen dentro y necesito resolver. Por ejemplo ‘Gira’ es perfecta, porque define exactamente cómo me siento: “algunos días sale el sol y otros me siento raro”. Es como estoy. Y es importantísimo darle su protagonismo a la tristeza y a la melancolía, porque es una parte preciosa de la vida. Ayer me decía una chica “es como la película ‘Inside Out’” [Ndr: de Pixar] y es así. Me pareció brutal esa película, y mis canciones son bolas azules y amarillas: hay alegría en los ritmos y en las melodías, y hay tristeza en las letras. Algunos acordes, cuando parece que va a subir, meto un menor. Y sin embargo la letra dice “sale el sol”. Es una crema de frío-calor. (Risas)

¿Y es terapéutica, esa mezcla?
Sí… Bueno, yo todo esto lo interpreto a posteriori, ¿eh? Cuando me paro a pensar qué he hecho, veo que tiene un significado más profundo. No son sólo canciones porque sí. Si a la gente le llegan y les acompañan en su día a día, algo deben tener. Uno no llega a donde está por casualidad. Podré gustar más o menos, pero si llego a la gente es porque estoy contando algo que les interesa. Y eso, que viene de algún punto de mi conciencia, le está diciendo algo a alguien con lo que se siente identificado o que use en su día a día. Si no, sería muy difícil. [Ndr: en ese momento, la persona de prensa de Sony nos dice que tenemos que terminar; arañamos unos minutos, pero David ha perdido el hilo] Bueno, que al final tienes que ser coherente en lo que haces, y hay que admitir que no todo es la hostia, que no todo es de puta madre, que sufro, que me preocupan muchas cosas… Que mi proyecto no sea rentable y no pueda mantener a la gente que trabaja conmigo, que no venga la gente a mis conciertos, que no me llamen para tocar, que no guste el disco… Todo eso me preocupa y tiene que estar ahí. No puede ser todo un postureo, porque reprime mucha sombra, y tiene que haber un equilibrio. Si no, la vida no funciona.

“[Sobre ‘Magia’, la canción que presentó en OT para Eurovisión] No es una canción que vaya a defender yo o a hacer bandera de ella, pero me parece divertida y proponía algo distinto a lo que había. Pero no llegó a ningún lado”

Bueno, cambio de tercio: cuéntame cómo fue la experiencia de escribir una canción para Eurovisión a través de Operación Triunfo, cómo surgió, qué te ha aportado…
Fue muy divertido. Me llamaron para escribir un tema, aunque me advirtieron que había un montón, como 200, pero que si me apetecía. La verdad es que no seguía nada el programa, porque soy más de ver series en VOD que de ver tele, pero me lancé. Pensé “ya que me paso el día haciendo canciones, ¿por qué no?” Ese día estaba Diego Cantero en mi estudio, una de esas señales que te decía antes, y llamamos a Tato y la hicimos entre los tres. Y me pareció chulo. Dijimos “vamos a hacer un dueto, que igual no han presentado tantos”, pero ya te digo, que fue como muy casual. A mí la canción me mola, la verdad. No es una canción que vaya a defender yo o a hacer bandera de ella, pero me parece divertida y proponía algo distinto a lo que había. Pero no llegó a ningún lado.

¿Te gustó el resultado final?
Sí, me gustó cómo quedó, cómo la interpretaron los chicos… Pero yo creo que no encajó en el lenguaje del programa, igual era un poco más “indie” que el resto. Con respecto a ‘Lo malo’, por ejemplo.

Yo la veía eurovisiva, la verdad.
¡Yo también! Le veía unas posibilidades brutales, pero claro…

Has sido confirmado en el cartel de Arenal Sound, donde curiosamente vas a coincidir con Alfred García, uno de los concursantes de OT. ¿Qué supone para tí que te llamen para actuar en un festival así, que quizá es uno de los que más diluyen el canon indie/no indie?
Pues fenomenal, me apetece un montón. Ha sido una sorpresa, pero enseguida dije que sí, claro que sí. Yo creo que la gente se lo va a pasar bien. Yo pienso que en un concierto mío habrá algunos a los que les guste mi música y Vetusta Morla y Arcade Fire, y otros a los que les guste mi música y David Bisbal o Bustamante. Y ambos pueden convivir. Pero me pasa, ¿eh? Porque yo hablo con mi público y les pregunto, y yo me encuentro en un sitio un poco abierto. A mí mismo me puede escuchar un tema de Bisbal que escucho en la radio y otro de, no sé, Iron & Wine. Y yo creo que, como yo soy un poco así, atraigo a gente de aquí y de allí. Pero vamos, encantado, a ver si me llaman más. De hecho, me han llamado de un par más y me han coincidido con fechas que ya tenía cerradas y no podemos ir. Pero es como si hubieran dicho “¡luz verde!” (Risas) A ver qué tal, si conectamos con un público más festivalero.

“[Sobre Carlos Sadness] Para mí es una referencia, te lo digo sin ningún tipo de complejo”

Hombre, yo veo que el público de alguien como Carlos Sadness, por ejemplo, puede perfectamente conectar con lo que haces.
Sí, totalmente. De hecho somos amigos y me flipa lo que hace. De hecho, para mí es una referencia, te lo digo sin ningún tipo de complejo. Carlos es un tío que hace cosas que me llaman mucho la atención, las escucho, las analizo. Un cambio, las letras.. Me encanta, es de mis artistas favoritos españoles ahora mismo.

¿Y te has mirado el cartel? ¿Te interesa ver a alguno de los artistas con los que tocarás allí?
Pues sí: Zoé, es uno de mis grupos favoritos. De hecho me quedo al día siguiente para verles a ellos. Tanto León Larregui en solitario como ellos son de mis artistas favoritos. Ya me estoy empapando del disco nuevo, ya que les voy a ver, me lo pongo cada día, está muy bien.

Ariana Grande y su pareja, el actor Pete Davidson, comprometidos

6

Ariana Grande y su pareja, el actor Pete Davidson, conocido por su trabajo en Saturday Night Live, están comprometidos, confirma PEOPLE. La noticia sorprende porque Grande y Davidson llevan saliendo “unas pocas semanas” -fue el mes pasado cuando se confirmó la ruptura de Grande con el rapero Mac Miller– pero fuentes cercanas a PEOPLE aseguran que ambos están muy enamorados. “Es un compromiso reciente. Simplemente, [Grande y Davidson] son dos personas que han encontrado el amor rápido, y que se hacen felices mutuamente todo el tiempo. Ambos empezaron a hablar de esto la semana pasada. No es algo que hayan estado escondiendo”.

Es improbable que esta noticia vaya a afectar al contenido del próximo álbum de Grande, ‘Sweetener’, que está casi terminado, pero quizás algunas de sus pistas amplíe su significado o incluso adquiera uno completamente nuevo tras el compromiso. Curiosamente, Grande ha grabado canciones con sus ex parejas en el pasado, primero con Nathan Skyes de The Wanted (‘Almost is Never Enough’) y después con Mac Miller antes (‘The Way’) y después (‘My Favorite Part’) de estar juntos.

Tras el éxito que ha logrado el primer avance de ‘Sweetener’, ‘No Tears Left to Cry’, Grande lanza nuevo sencillo junto a Nicki Minaj, ‘The Light is Coming’, el 20 de junio. El mismo día se abre el proceso de pre-venta del álbum, que sigue sin fecha de edición. Además, este mismo jueves se lanza ‘Bed’ de Nicki Minaj, en el que Grande es artista invitada.

Israel afloja su pulso con la UER y propone 4 sedes para la celebración de Eurovisión 2019

12

La victoria de Israel en Eurovisión, con ‘Toy’ de Netta, ha sido polémica desde el principio, sobre todo después que el presidente del país, Benjamín Netanyahu, propusiera a la Unión Europea de Radiofusión que Jerusalén y solo Jerusalén podía ser la sede del festival el año que viene. Por supuesto, la UER se negaba a aceptar esta propuesta para evitar la politización del evento, especialmente en un clima político como el actual. Pero Miri Regev, La Ministra de Cultura y Deporte de Israel, iba más lejos aún la semana pasada, dando el siguiente ultimátum a la UER: «Si Eurovisión no se puede celebrar en Jerusalén, no seremos los anfitriones».

Por suerte, Israel ha decidido aflojar su pulso con la UER y, como explica Eurovision Spain citando medios locales, ha propuesto cuatro sedes posibles para la celebración del evento en el país el año que viene, estas son Jerusalén, Tel Aviv, Haifa y Eilat. La decisión se ha tomado después de una reunión de Netanyahu con varios ministros israelíes, en la que se ha decidido que el Gobierno no va a escoger la sede de Eurovisión 2019.

Tras este movimiento por parte de Israel, que sin duda facilita la labor de la UER a la hora de seleccionar una sede segura y no politizada, es casi un hecho que Jerusalén no será la anfitriona de Eurovisión el año que viene. Tel Aviv, capital económica, cultural y tecnológica de Israel, parece la opción más segura. La decisión final se dará a conocer, informa Vertele, en torno a “la segunda quincena de julio o la primera de agosto”.

El Polideportivo José Antonio Gasca reduce su aforo a la mitad, afectando a los conciertos

1

Este sábado 16 de junio, Belako y Fermin Muguruza eta The Suicide of Western Culture iban a actuar en el Polideportivo Municipal José Antonio Gasca, en San Sebastián, los primeros para presentar su notable ‘Render Me Numb, Violence‘ y los segundos para hacer lo propio con ‘B-Map 1917 + 100’. Sin embargo, este evento ya no se realizará, como confirma la promotora Ginmusica, debido a que el aforo del recinto ha sido reducido “a más de la mitad” y pasa a acoger a un total de 682 personas. La promotora anuncia que la devolución de las entradas se producirá en los mismos puntos de venta donde fueron adquiridas.

Este es el comunicado de la promotora: “Desgraciadamente y tras realizar todas las variaciones posibles en los planes de evacuación que se nos han ido exigiendo, esta mañana se nos ha informado desde Juegos y Espectáculos que el nuevo aforo del recinto para eventos en pista se reduce a más de la mitad y pasa a ser de 682 personas, debido a la re adecuación de la salida de pista como una única vía descartable en una hipótesis de bloqueo. Por ello nos vemos en la necesidad de suspender el concierto y renunciar a la utilización de este espacio para este evento tanto ahora como en el futuro”.

En los últimos tiempos, el Polideportivo Municipal José Antonio Gasca ha acogido sobre todo eventos deportivos, por ejemplo partidos de baloncesto y balonmano, y en 2017 Diario Vasco hablaba en un artículo sobre la carencia de recintos aptos para grandes conciertos (en torno a las 10.000 personas de aforo) en Donostia, llegando a titular “se busca recinto para grandes conciertos”.

Nicki Minaj busca “sexo rico” con Lil Wayne y anuncia otro single con Ariana Grande

10

Nicki Minaj ha sorprendido este fin de semana con la la portada de su nuevo disco, ‘Queen’, que la representa cual faraona egipcia y no podría ser más “extra”. La rapera no comparte todavía “tracklist” del álbum, que sale el 10 de agosto e incluirá, con toda seguridad, sus recientes singles ‘Chun-Li’ y ‘Barbie Tingz’.

Pero Minaj sigue presentando temas de ‘Queen’ y hoy estrena ‘Rich Sex’, un tema de trap durillo junto a Lil Wayne (colaborador habitual) en el que Onika rapea sobre la importancia de tener un buen montón de pasta en el banco. “You think pussy is everything? / Let’s have a chat”, advierte en la letra. Hay mención a ‘Swish Swish’, su single con Katy Perry del año pasado.

Además, la autora de ‘The Pinkprint‘ ha anunciado que este jueves saca otro tema junto a Ariana Grande, ‘Bed’. Nicki es la artista invitada en el próximo single de Ariana, ‘The Light is Coming’, que sale el 20 de junio. En cualquier caso, ‘Bed’ irá en el disco de Minaj.

Por cierto, siguiendo con el tema “Ariana Grande y colaboraciones”, el 13 de junio sale otra, ‘Dance to This’, su tema con Troye Sivan. ¿No habrá colaboración de Troye y Nicki para cerrar círculo?

THIS THURSDAY!!! 2nd single #Bed ft ARIANA!

Una publicación compartida de Barbie® (@nickiminaj) el

ten days til the light is comin & my album preorder 💡

Una publicación compartida de Ariana Grande (@arianagrande) el

🌺 DANCE TO THIS FT @arianagrande. JUNE 13 🌺

Una publicación compartida de troye sivan (@troyesivan) el

‘Alaska y Mario. El huracán mexicano’: las estrellas de siempre se meriendan a las nuevas

17

Si la idea de una quinta temporada del reality de Alaska y Mario, la pareja televisiva más pop (o viceversa) de nuestra era, podría dar algo de pereza a priori, bastaba recordar cómo pensábamos lo mismo cuando se produjeron una tercera y una cuarta. ¿Y qué pasó entonces? Pues que acabamos enganchados de nuevo a las chochás de la artista, el mánager (más artista que mánager, en realidad) y toda su troupe. Tiene toda la pinta que en esta ocasión –emitiéndose además en abierto por primera vez, al formar parte MTV de la plataforma Paramount Channel– volverá a pasarnos, habida cuenta de lo que pudimos ver en sus dos primeros episodios emitidos anoche.

Cierto es que la dinámica y los «personajes» no van a sorprendernos absolutamente nada a estas alturas de la tele. Aunque, a diferencia de la anterior temporada, esta vez traen un leitmotiv que vertebrará los nuevos episodios: un viaje de placer, no de negocios, que harán Alaska y Mario a México para que la primera se reencuentre con sus raíces norteamericanas. Y para ponernos en situación, todo arranca con la inauguración de la “casa mexicana” en que la mitad de Fangoria y su representante y marido han convertido aquella vivienda que compraron a Bibiana Fernández –impagable su reacción ante los colores chillones del salón– para rescatarla de sus deudas.

Entre preparativos para el evento –destinado en realidad a terminar de decorar entre todos la casa, mientras Mario y la Juanpe se tocan el potorro a dos manos– y anécdotas varias relacionadas con lo personal y con sus trabajos, aunque rara vez es posible discernirlos. Entre los últimos, destacan la representación final de la obra ‘El amor sigue en el aire‘ que han protagonizado ambos; un homenaje de las Nancys a Mecano, otra de las subtramas de esta T5; Mario haciendo sus primeros pinitos de cara a su participación en ‘Masterchef Celebrity 3‘; o un rework reggaetonero de ‘Huracán mexicano’ de Dinarama.

Claro que seguimos teniendo momentos de eye-rolling (Mario lanzando puyas a «la izquierda» o diciendo a una señora por la calle que «lleva un paraguas gay» por los colores del arcoiris, por ejemplo), pero sobre todo abundan los que te dejan pegado a la pantalla. En el lado cómico, brillaron Marta Vaquerizo tratando de hacer el primer piercing de su vida, usando a su hermano como «cobaya», o cuando Topacio pone en un brete, hablando sobre la actividad sexual propia y de sus amigas, a la vendedora de colchones de unos grandes almacenes. En el emocional, los diversos y cariñosos recuerdos a David Delfín y a Bimba Bosé, en este caso a través de un encuentro con sus hijas –Dora confirmó que en ella hay una gran artista de la canción en ciernes–. Y así van desfilando todos los satélites que realzan a la (casi) siempre templada Alaska y al siempre excesivo Mario: todas las Nancys Rubias, Topacio Fresh (que pretende reunirse con el Papa Francisco por la visibilidad del colectivo transgénero), Nacho Canut, América, madre de Olvido…

Reencontrarse con ellos se parece ya a ver a unas viejas amigas con las que se comparten tantas bobadas como intimidades, y a las que se les perdona incluso que se pongan liberales con su discurso (de traca fue escuchar a Canut asegurar que él no cree en la propiedad privada). Pero el momento en que uno tenía la certeza de que ‘Alaska & Mario’ aún tiene mucho hilo fue cuando, en un ejercicio de confrontación de la (sobre el papel, al menos) modernidad del pasado y la del presente, los protagonistas se encontraron –Topacio mediante– con ídolos de la juventud actual como la instagrammer (y ahora cantante) King Jedet o la estrella de Youtube Soy Una Pringada.

Las dos, reunidas informalmente con las estrellas del programa, parecían absorbidas por una especie de agujero negro de atención llamado Mario Vaquerizo, absortas e impávidas, sin réplica (sólo Esty estuvo bien ingeniosa cuando le contestó, traicionando en parte a su personaje, “no me molesta que me digan guapa”). Mario puede llegar a ser muy irritante acaparando cámara, pero se hizo evidente que su chispa y encanto las eclipsó del todo y dejó claro que, por el momento, las estrellas de siempre se meriendan a las nuevas celebrities. 7.

El ¿portadón? de ‘Tu reflejo’, el debut de Mireya Bravo de OT2017

20

Esta será la animada cubierta de ‘Tu reflejo’, el debut de Mireya Bravo de Operación Triunfo 2017. ‘Tu reflejo’ será el primer disco procedente de la última hornada de triunfitos en salir, y su publicación está prevista para ya, el 22 de junio. Pep’s Music Group, esa discográfica, lanza el disco. Os invitamos a comentar la portada en nuestros foros.

Tampoco tiene desperdicio la nota de prensa del álbum, que reproducimos íntegramente: “Sin duda alguna, se puede afirmar que el álbum de Mireya Bravo es una fusión de estilos. Ella ha querido mostar [sic] cada uno de los ángulos que definen su personalidad con en estas once canciones: su lado romántico y tierno vienen de la mano de “Me Cuesta La Vida”, “Mentira de Papel”, “Por qué”, “En Alma y Cuerpo”, “La Mitad de Todo” y “Salto En El Vacío”, todas ellas de corte pop. Aquí nos muestra lo más profundo de su ser, transmitiendo un mensaje directo al corazón de sus fans. El tema más bailable de la boquerona se llama “Corazón Vendío”. Se trata de un pop urbano que será el bendito culpable en arrastrarnos a la pista de baile. Desde los primeros acordes de la canción homónima que da título al album, “Tu Reflejo”, es ineviable [sic] quedar seducido al ritmo y quedar atrapado en su contexto. La nota más aflamencada la pone “Te Amaré” junto a su compañero de discográfica José María Ruiz. Estos dos andaluces, funden sus voces de una manera mágica siendo imposible controlar el impulso de repetir una y otra vez este sencillo. Además, Mireya se lanza con una sensual bossa nova con “Vive”.Y por último,“Voy A Borrarte”, da el toque de cierre, de este largo con tanta riqueza de estilos, con una balada de gran carga emocional acompañada con la melodía de piano”.

Aunque el mayor misterio en torno a ‘Tu reflejo’, y el que ha empezado a inquietar a los fans de Mireya Bravo en Twitter, es el primer single del álbum. ¿Dónde está? ¿Habrá single antes de la salida de ‘Tu reflejo’? ¿Habrá videoclip? Por la nota de prensa, parece que Peps’ Music Group apostará por ‘Corazón vendío’ como gran baza del disco, pero nada se sabe por el momento. Stay tuned

Macy Gray busca un “sugar daddy” que le dé “caramelo” en su nuevo single co-escrito por Meghan Trainor

4

Después de protagonizar algún titular que otro por su gorra “Make Kanye Great Again”, que presumió en Instagram durante la semana de tuits polémicos de Kanye West, y dos años después de publicar el extraño disco de autoversiones acústicas ‘Stripped‘, vuelve Macy Gray.

La cantante soul de personal voz ronca ha anunciado que su nuevo álbum, ‘Ruby’, sale el 6 de septiembre (mentimos, la fecha se la ha confirmado a un fan en Instagram) y hoy mismo ha lanzado su primer avance, ‘Sugar Daddy’, que acorde a su título y letra “dame tu caramelo” y “eres mi tienda de chucherías favorita”, presenta pianos y melodías muy doo wop, eso sí, sujetos al ritmo trap de moda. Debido al sonido años 50 de ‘Sugar Daddy’, no te sorprenderá descubrir que Meghan Trainor es co-autora de la canción, y diríamos que incluso se la puede escuchar haciendo coros.

Hace cuatro años del último álbum de material totalmente inédito de Gray, ‘The Way‘, un disco muy digno que dejó al menos un clásico para la posteridad, la balada ‘First Time’, que sumando casi 13 millones de reproducciones en Spotify entre sus distintas versiones, es el mayor éxito que ha conseguido Gray en la era del streaming, solo por detrás, por supuesto, de su clásico ‘I Try’.

Lykke Li / so sad so sexy

16

Que Kanye West y Lykke Li hayan sacado disco el mismo año no solo sirve para recordarnos que ambos ya colaboraron, allá por 2009, en un single del dúo americano-brasileño N.A.S.A., ‘Gifted’, el que también aparecía Santigold. Casi una década después de aquella extraña colaboración, Lykke Li –“colega” de Kim Kardashian– ahora también vive en Los Ángeles y su nuevo disco es un reflejo de su pasión por el hip-hop, concretamente por el estilo de moda, el trap, hasta el punto que presenta colaboraciones con artistas lejanamente asociados a Kanye como T-Minus (Kendrick), Malay (Frank Ocean) o Illangelo (The Weeknd). Casualmente o no, Lykke Li está casada con el productor y compositor Jeff Bhasker, quien ha colaborado extensamente con West en el pasado y gracias al cual ha ganado un par de Grammys, por ‘All of the Lights’ y ‘Run this Town’. Lo raro de todo esto es que el propio Kanye no asome ni una vez por aquí.

El cambio de estilo le sienta bien a Li, que viene del sentidísimo ‘I Never Learn’, en parte porque su voz ya nos era familiar en ritmos similares, un poco urban (‘Little Bit’, ‘I’m Good I’m Gone’), pero sobre todo porque lo que nos cuenta la sueca ahora no difiere mucho de lo que nos ha contado siempre, por lo que el giro se agradece. Li sigue casada con la tristeza, su musa, y en ‘so sad so sexy’ el desamor vuelve a ser el gran protagonista de unas canciones que hablan literalmente sobre llorar a mares (‘hard rain’), autoflagelación (‘bad woman’), soledad (‘better alone’) o consuelo a través del sexo (‘so sad so sexy’), pero que también dejan espacio a la luz, en forma de vaga esperanza hacia un amor (‘jaguars in the air’) o de algo más concreto como la maternidad (‘utopia’, Li dio a luz a su hijo, Dion, en 2016). Esta última, a su vez, Li dedica a su madre, fallecida el año pasado.

El disco deja un par de singles deslumbrantes como ‘hard rain’ y ‘deep end’. El primero es una pequeña obra maestra producida por Rostam Batmanglij (ex Vampire Weekend) cuya delicada composición melódica en modo contrapunto (“if you like the feeling” / “love is a feeling”) refuerza su componente emotivo gracias a la experimentación de Li con varias formas de manipulación vocal (efecto vocoder, grave robótico) y la presencia de unas cuerdas que no por sutiles suenan menos tensas. Hacia el final, la confluencia de ambas melodías y la entrada de un ritmo de marcha producen el momento cumbre de la canción. ‘deep end’ resulta un alivio al ser mucho más pop, y la metáfora cromática / marítima de su estribillo “swimming pool, indigo, deep blue” para expresar un amor que ha tocado fondo no podría estar mejor traída.

En este disco compuesto entre estudios profesionales y “songwriting camps” organizadas en la casa propia de Li en Los Ángeles, en el método colaborativo que impera actualmente en la industria, el elemento explosivo de canciones como ‘No Rest for the Wicked’ o ‘I Follow Rivers’ se ha disipado, y como demuestran sus dos primeras pistas y otras que pueden recordar más (‘bad woman’) o menos (‘jaguars in the air’) a la Lykke Li de antaño, la emotividad de aquellas canciones viejas se ha reducido en favor de una sensibilidad más tibia y sutil, y por tanto más flexible a adaptarse a los ritmos urban que estas presentan (a ser más pop). La personalidad de Lykke Li se impone en todas ellas, pero la escucha global del disco da la sensación que se ha hecho imitando las fórmulas de la radiofórmula, valga la redundancia, y eso a veces mola y otras no.

Mola, por ejemplo, en la melancólica ‘two nights’ con el rapero Aminé, en el soplo de aire fresco que es, casi literalmente, ’jaguars in the air’ (¿de verdad no está Frank Ocean por aquí?), la dramática ‘last piece’ o el rayo de luz que alumbra a todo el disco, desde el final, la sobrecogedora ‘utopia’. No mola tanto cuando la repetición de los títulos de las canciones en ciertos estribillos acusa una falta de recursos que parece asumida a propósito, en busca del elemento pop más obvio (“so sad so sexy, so sad so sexy”, “i’m a bad woman, I’m a bad woman”, “I’m better alone than lonely, I’m better alone than lonely”). Estas canciones están bien, pero quizá no sean tan buenas como para justificar su abuso de la repetición, sobre todo teniendo en cuenta que Li ha tendido a usar esta fórmula en el pasado y con mejores resultados, si ir más lejos, en el mismo estribillo de ‘I Follow Rivers’.

Sin embargo, ‘so sad so sexy’ suma varios triunfos. El mundo que logra crear es sólido y subyugante, y el disco nunca toca fondo en cuanto a la calidad de sus canciones por separado como la propia Lykke en varias de sus letras (por temática). Quien diga que no hay singles históricos en ‘so sad so sexy’ todavía espera un nuevo ‘I Follow Rivers’, y yo me atrevo a decir que al menos ‘hard rain’ y ‘deep end’ se encuentran holgadamente entre las mejores canciones de su repertorio, junto a ‘Little Bit’, ‘No Rest for the Wicked’, ‘Love Out of Lust’ y otras. ‘so sad so sexy’ enriquece este repertorio desde una perspectiva nueva, y por tanto es una adición más que bienvenida, si bien imperfecta, al apasionante catálogo de la sueca. Ahora, ¿a por el disco de liv?

Calificación: 7,4/10
Lo mejor: ‘hard rain’, ‘deep end’, ‘two nights’, ‘utopia’
Te gustará si: te apetece una fusión entre Lana Del Rey y Frank Ocean
Escúchalo: Spotify

Spiritualized anuncian su disco, ‘And Nothing Hurt’, y conciertos en España

1

Spiritualized han anunciado dos conciertos en España. Estarán en Razzmatazz (Barcelona, 2 de noviembre) y en La Riviera (Madrid, 3 de noviembre). Las entradas estarán a la venta al precio de 32€ a partir del viernes 15 de junio a las 10:00h en Redtkt y Ticketmaster. La nota de prensa de El Segell revela también cuándo saldrá su próximo álbum, en concreto se anuncia que Spiritualized presentarán en estos shows «el repertorio ingrávido de su nuevo álbum ‘And Nothing Hurt’, que saldrá el 7 de septiembre».

Según esa nota de prensa, será «un disco compuesto y grabado por Jason Pierce en solitario, en el que el folk de dormitorio suena a teoría del big bang sonoro. Con ellos, nunca importa cuántos músicos salen a escena ni cómo han estado grabadas esas canciones originalmente: importa la materia (y sus tres estados) de la que están hechas sus canciones».

Spiritualized estuvieron recientemente en Primavera Sound actuando con orquesta y coro. La crónica era escrita por nuestra compañera Mireia Pería, que elogiaba «el volumen atronador y las guitarras distorsionadas que no desentonaban nada con las cuerdas». Decía: «Si todo el concierto fue un viaje maravilloso, los puntos álgidos fueron una definitiva y emocionantísima ‘Ladies and Gentlemen We Are Floating in Space’, especialmente cuando el coro rompió a cantar ‘I Can’t Help Falling in Love’; y el tramo final en que cayeron, como martillos de Dios ‘I Think I’m in Love’, ‘Soul on Fire’ y ‘So Long You Pretty Thing’».

Esos días se anunciaba algo llamado ‘A Perfect Miracle’, que efectivamente es el título de una de las canciones que el grupo presenta hoy, junto a otra llamada ‘I’m Your Man’. También hay tracklist.

‘And Nothing Hurt’:

01 A Perfect Miracle
02 I’m Your Man
03 Here It Comes (The Road) Let’s Go
04 Let’s Dance
05 On the Sunshine
06 Damaged
07 The Morning After
08 The Prize
09 Sail on Through

La Canción del Día: Lily Allen vuelve a desnudarse por completo en la preciosa ‘Apples’

12

Lily Allen puede ser recordada por un lado por sus declaraciones polémicas y por otro por sus mayores hits, como ‘Smile’, ‘Not Fair’ o ‘Fuck You’. Pero si sus seguidores la aman por una razón es por la falta de tapujos a la hora de desnudarse en sus letras, como se ha visto a lo largo de su carrera en canciones como la romántica ‘Littlest Things’ o el tema que dedicaba a su hermano en su debut, ‘Alfie’.

En su nuevo disco, ‘No Shame’, la cantante no ha perdido esa capacidad de traspasar una experiencia concreta y personal a la universalidad de una canción. Como ya se veía en algunos de los adelantos como ‘Lost My Mind’, su reciente divorcio ocupa parte de las letras del largo, y la canción más emocionante al respecto es ‘Apples’.

Una sencillísima y minúscula línea de guitarra eléctrica sirve para que Lily Allen recree una sensación de intimidad y confesionalidad absolutas, mientras va relatando la decadencia de su relación marital. “¿Te acuerdas de cuando estábamos en mi viejo piso y nos pasábamos el día en la cama teniendo sexo y fumando? Han pasado muchas cosas desde entonces, ojalá pudiéramos volver”, comienza diciendo, antes de excusarse en el estribillo: “es un cliché que lo diga, pero nunca quise romper tu corazón / yo tengo la culpa de toda tu tristeza”. En la segunda estrofa continúa, justificándose: “tuve que hacerlo, los dos estábamos deprimidos / al final ni siquiera teníamos sexo / tenía la sensación de que lo único que se me daba bien era firmar los cheques”.

‘Apples’ cuenta con una tercera estrofa en la que Lily Allen hace el conteo, año a año, de cómo ha sido su relación: “el primer año me diste tus llaves, el segundo me pediste la mano, el tercero nos fuimos a vivir al campo, el cuarto me diste mis preciosos bebés, pero fue demasiado para mí”. Y cuando creías que la canción no podía ser más bonita, Lily Allen termina haciendo una analogía con sus padres: “ahora estoy exactamente donde no quería estar / no soy más que como mi madre y mi padre”. Con la repetición de la última frase, el refrán “la manzana nunca cae lejos del árbol”, la artista puede estar excusándose en sus genes, pero también muestra su temor de fallar a sus hijas como ella sintió que le pasaba con su propia familia, pues su padre abandonó el hogar familiar cuando Lily tenía solo cuatro años. La mayor cumbre emocional de un álbum en el que cabe una pista en la que se pone en la piel de sus hijas, ‘Three’.

La Casa Azul lanzará este viernes ‘Ataraxia’ y disco «en octubre si todo va bien»

11

Sin fecha exacta aún para la publicación de su nuevo disco, ‘La gran esfera’, al menos este viernes tendremos nuevo single de La Casa Azul, suponemos que destinado a ese álbum, que desde Elefant nos indican que saldrá «en octubre si todo va bien».

El nuevo single tras ‘Podría ser peor’ y ‘El momento’ se llama ‘Ataraxia’ y se conocerá, como era la intención inicial con este álbum, al mismo tiempo que se desvelará el audio. La web de Elefant sugiere en los créditos de esta foto tan extática que el vídeo ha sido dirigido por Juanma Carrillo, muy conocido por haber dirigido vídeos para La Bien Querida, y en cuanto a la canción, esta vez simplemente se incluye una definición de lo que significa ‘Ataraxia’.

Este es el texto: «Ataraxia (del griego ἀταραξία). f. fil.: Estado de ánimo que se caracteriza por la tranquilidad, serenidad e imperturbabilidad en relación con el alma, la razón y los sentimientos. El ser humano, mediante la disminución de la intensidad de pasiones y deseos que puedan alterar su equilibrio mental y corporal y la fortaleza frente a la adversidad, alcanza el equilibrio y finalmente la felicidad».

Os recordamos que La Casa Azul actúa este verano en Polifonik Sound, Festival Jardins Pedralbes, Fardelej, Atlantic Fest, Arenal Sound, Ebrovisión y en Málaga. Detalles, aquí.

Lori Meyers lanzan el recopilatorio ’20 años, 21 canciones’ y no actuarán en vivo en 2019

2

Lori Meyers celebran este año su 20º aniversario de varias formas. Como se había anunciado, darán un concierto especial en el WiZink Center de Madrid el 29 de diciembre en la que será su despedida de los escenarios «hasta 2020» (entradas aquí). También editarán un disco más o menos recopilatorio que se llamará ’20 años, 21 canciones’, si bien en realidad tendrá 41 canciones sumando las 20 rarezas del CD2. El disco sale el 6 de julio, incluyendo un libreto de 44 páginas con fotos nunca vistas y textos a cargo de «personalidades diversas del mundo de la cultura y el entretenimiento».

La nota de prensa de Universal recuerda que el grupo nació bajo la influencia de «Teenage Fanclub, Lagartija Nick, Dinosaur Jr., Los Ángeles, The Wedding Present, Los Planetas y Pixies», pero añade que «con el tiempo, Lori Meyers articularon un lenguaje particular, desarrollando una visión artística llena de sazón y libre de prejuicios». Curiosamente, hay un mensaje para haters: «También han tenido que afrontar detracciones y disidencias, pero su timón se ha mantenido firme y han sabido preservar la esencia que les permite tocar la fibra de un público cada vez más numeroso».

Os dejamos con el tracklist, donde no faltan ‘Emborracharme’, ‘Mi realidad’, ‘Luces de neón’, ‘Alta fidelidad’ o la reciente ‘Siempre brilla el sol’. Las que no han cabido son el reciente sencillo ‘Zona de confort’ o la vieja ‘Luciérnagas y mariposas’ pese a que ambas aparecen entre lo más oído de Lori Meyers en Spotify.

CD1
1. Y No Estás
2. Tokio Ya No Nos Quiere
3. Ya Lo Sabes
4. El Aprendiz
5. La Pequeña Muerte
6. Sus Nuevos Zapatos
7. Vigilia
8. Alta Fidelidad
9. Luces De Neón
10. ¿Aha Han Vuelto?
11. Explícame
12. Mi Realidad
13. Rumba En Atmósfera Cero
¹4. El Tiempo Pasará
15. Huracán
¹6. Impronta
¹7. Emborracharme
¹8. Una Señal
19. Zen
20. Océanos
21. Siempre Brilla El Sol

CD2
1.Telescopio Hubble
2. De Mi Lado (inédita)
3. Esperando Nada – Versión
4. 70 (inédita)
5. Les Da Igual (inédita)
6. Hombre A Tierra – From “The Hunger Games: Catching Fire”/Soundtrack
7. Mangosta (inédita)
8. Nubes De Mosquitos – Versión
9. Necesito Poder Respirar – Versión
10. Emborracharme – Maqueta
11. Mi Realidad – Maqueta
12. Luces De Neón – Maqueta
13. El Tiempo Pasará – Maqueta
14. ¿Aha Han Vuelto? – Maqueta
15. Planilandia – Maqueta
16. Huracán – Maqueta
17. Explícame – Maqueta
18. La Señal – Maqueta
19. Rumba En Atmósfera Cero – Maqueta
20. Hostal Pimodán – Maqueta

Errática actuación en directo de Amaia Montero en Cantabria

57

Amaia Montero ha comenzado a presentar en directo su nuevo disco, ‘Nacidos para creer’, que precisamente parecía mostrarla bastante centrada en melodías y letras, reivindicando por ejemplo su derecho a tener 40 años y permanecer soltera, entregando un flamenquito bastante apañado con Vicente Amigo o distribuyendo hábilmente algunas de las mejores canciones de la secuencia, como ‘Revolución’ hacia el principio y ‘Me equivoqué’ hacia el final.

Esa Amaia centrada no es la que se ha visto este fin de semana en Renedo de Piélagos, Cantabria, con varios usuarios denunciando «gallos y desafines» durante el show, si bien lo peor de lo que puede verse en los vídeos online es una cantante que detiene el concierto durante el mismísimo single del álbum o se dirige al público en un idioma ininteligible. Amaia Montero se ha dirigido a sus seguidores en inglés, varias veces, en mitad de un concierto en Cantabria.

Entre las frases que El País ha entendido están “This is a disaster, guys. This is an absolute disaster. I don’t know where I am. No, no, guys, no!” (minuto 13.45 del vídeo de youtube) o «Debido a la agenda que tenemos, no hemos podido ensayar demasiado” (minuto 14.40). Amaia Montero ha hecho algún retuit desde su cuenta sobre este concierto (uno que apela a la sororidad por llevar una mujer en su equipo técnico), aunque no ha respondido de manera concreta a las críticas.

Justicia poética: Robbie Williams actuará en la inauguración del Mundial de Fútbol

1

Esta semana comienza el Mundial de Fútbol, como bien saben Taburete, que acaban de editar un tema llamado ‘Desde Rusia con amor’. El jueves será la ceremonia de apertura y en esa inauguración podremos ver una actuación de Robbie Williams en un estadio de Moscú con capacidad para 80.000 personas. Será un clarísimo caso de justicia poética después de que el álbum de estudio más reciente del cantante, ‘The Heavy Entertainment Show’, estuviera en parte empapado de sonidos rusos. De hecho, el sencillo principal se llamaba ‘Party Like a Russian’. ¿Y a quién salvo a él se le habría ocurrido ponerse a gritar “spasiba” en un pre-estribillo? A nadie.

Desconocemos si esta será una de las canciones que interpreterá Robbie en su visita a Rusia, pues el verdadero éxito de ese disco fue el medio tiempo ‘Love My Life’, ya convertido en un pequeño clásico de su carrera. Lo que sí se sabe es que hará un dúo con la soprano Aida Garifullina.

Robbie ha indicado que está “contento y emocionado” con esta actuación. “He hecho muchas cosas en mi carrera, pero abrir el Mundial de la FIFA para 80.000 forofos en el estadio y para millones de espectadores de todo el mundo es un sueño de la infancia”.

C. Tangana lanza ‘El Rey Soy Yo / I Feel Like Kanye’ y afirma que no tiene «miedo de ir a la cárcel» tras insultar a la familia real

31

C. Tangana ha sido noticia recientemente por haber realizado unas polémicas declaraciones en una rueda de prensa de Primavera Sound en la que le preguntaron por el caso Valtonyc. “El rey soy yo, el rey es un gilipollas, la madre del rey me come los cojones. La que ahora llaman reina es una presentadora de televisión y es lo que sigue siendo para mí. Y que me metan a mí también en la cárcel, que me voy a ir a Bélgica a hablarles desde allí”, fue su declaración. Ahora lanza un tema llamado ‘El Rey Soy Yo / I Feel Like Kanye’, centrado en este tema. La canción se ha convertido en la 2ª más vista de Youtube España en poco más de 12 horas. «Ma’ me siento como Kanye / Me siento como Kanye / Amado por casi nadie / Súper odiado por ti», dice el estribillo de la letra, que también menciona a Bad Gyal y a Cecilio.

El cantante ha acudido a Instagram para realizar unas declaraciones al respecto, a través de una galería de varias fotos con texto. Dice que como muchos domingos, ha acudido a comer con su madre, a la que pide disculpas, si bien no se arrepiente de sus declaraciones y lanza más madera: “no sé si alguna vez habéis salido en todos los medios de comunicación de vuestro país insultando a un rey, pero es una situación que a una madre definitivamente no le gusta. Por un lado tiene miedo de que te metan preso, y por otro has dejado en evidencia toda la educación que ella te ha dado. Porque eso de mandarle a la madre de no sé quién que te coma los cojones… bueno, aquí cada madre se come lo que le sale del pepe, porque tú quién coño te has creído para decir eso a la madre de nadie… porque tú no tienes ni puta idea de lo que tiene que pasar una madre y a ver si a ti te gusta cuando a mí me mandan comerme tal y tal”.

Antón reflexiona: “hace tiempo que he aceptado los insultos como una parte de mi vida artística, pero es verdad que a nadie le gusta que se caguen en su madre, aunque sea una cosa que nos a pasa a conocidos y desconocidos diariamente por motivos tan estúpidos como saltarte un ceda u olvidar un intermitente. Mi madre me enseñó que no debes insultar porque a ti no te gusta que te insulten, porque aquí todos somos iguales y porque tu dignidad no está por encima de la de nadie. Por eso me parece una gilipollez que por insultar a un HUMANO en un atasco me pueda ganar un guantazo, pero que por insultar a un REY deba tener miedo de ir a la cárcel. Es seguro que tendré que pedir disculpas a mi madre delante de toda España, quizá tenga que pedir disculpas a todas las madres en general… pero lo seguro no voy a hacer es tener miedo de ir a la cárcel. Me da igual con quién te acuestes, con quién se haya acostado tu padre o quiénes sean tus hijos, aquí el rey soy yo y cualquier otro que quiera poner su dignidad por encima de la mía puede ir chupándome el culo mientras cago”. El cantante continúa reafirmándose indicando que “un insulto no es más grave por dirigirse al rey que por dirigirse a ti” y termina invitando a todo el mundo a “creerse los reyes”. “Me gustaría vivir rodeado de reyes en vez de rodeado de siervos”, dice en la última página del citado post.

Robin Pecknold asocia el largo lapso entre discos de Fleet Foxes a sus pensamientos suicidas

1

Robin Pecknold de Fleet Foxes ha querido reflexionar sobre sus pensamientos suicidas tras conocerse las noticias de los suicidios de Anthony Bourdain y la diseñadora Kate Spade. En primer lugar comienza diciendo que va a intentar hablar con las palabras más adecuadas después de que por un post anterior, algunos pensaran que no estaba empatizando con gente que sufre una enfermedad mental o tiene pensamientos suicidas. “Durante un tiempo hace unos años, cuando estaba peligrosa y activamente cerca del suicidio, mi respeto por mis seres queridos y mi certeza del dolor que les causaría era, de verdad y sin exagerar, el único pensamiento efectivo que tenía para impedirme llevarlo a cabo”.

Continúa: “No quería decir que el suicidio fuera egoísta en mi publicación. No lo creo. No puedo conocer de primera mano el interior de otra persona, y tampoco he tenido nunca una experiencia personal con un amigo o ser querido que padezca un trastorno psicológico verdaderamente debilitante. No estaba hablando por todos los que luchan por su salud mental, simplemente transmitiendo mis propias conclusiones después de años de actividad mental destructiva, terapia constante, medicación y esfuerzo activo y concertado. La razón por la que me incomoda ver que el suicidio es idolatrado es porque el suicidio ha sido una parte muchas veces de mi vida diaria, de mi realidad psíquica, y todavía lo es. Me sigue por todos lados. Cuando los artistas se convierten en leyendas por suicidarse, sé que algún segmento de la población impresionable lo interioriza como justificación del acto. Lo sé porque he superado este mismo delirio».

Finalmente indica: “Me incomoda ser más explícito, pero algunos de los comentarios me han hecho sentir que era necesario. Definitivamente no estoy cualificado para hablar sobre la salud mental de los demás, pero tampoco lo está cualquier otra persona para juzgar mi realidad psíquica y suponer que esta no ha sido una faceta de mi vida, a la que he dedicado mucho esfuerzo”. Además, asocia el descanso entre disco y disco de Fleet Foxes, en concreto el producido entre 2011 y 2017, hasta que se editaba ‘Crack-Up‘ y se dijo que estaba estudiando, a sus pensamientos suicidas: “Puedo decir que me tomé un descanso entre álbumes para «volver a clase” en las entrevistas, pero esa no es la historia completa de verdad. No tengo más que empatía con los que luchan, y realmente espero que todas las personas reciban la ayuda que necesitan, y que todos nos pongamos a disposición de las personas cercanas a nosotros que nos necesitan”.

I’ll try this again: in thinking about the deaths of Bourdain and Spade, I made a post earlier today about suicide and mental health. Some comments felt I was being unsympathetic towards the mentally ill or suicidal, so I’d like to rephrase and provide more context for what I was trying to say. During a period a few years ago when I was dangerously and actively suicidal, my respect for my loved ones and my knowledge of the pain I would cause them was, truly and with no overstatement, the only effective thought I had at my disposal to prevent myself from acting. I was not saying suicide is selfish in my post. I don’t believe that. I can’t know firsthand another’s interiority, and I also have never had personal experience with a friend or loved one suffering from a truly debilitating psychological disorder. I was not speaking for all who struggle with mental health, just relaying my own lessons and conclusions following years of unwanted destructive mental activity, consistent therapy, medication, and active concerted effort towards self knowledge and education. The reason it makes me uncomfortable to see suicide lionized is because suicide has been an at-many-times daily part of my psychic reality, even still. It follows me around. When artists are made legends through suicide, I know that some segment of the impressionable population internalizes this as justification for the act. I know this because I have overcome this exact delusion. It makes me uncomfortable being more explicit, but some of the feedback made me feel the need… I am definitely unqualified to discuss the mental health of others, but it follows that so too is anyone else unqualified to judge my psychic reality and assume that this has not been an unwelcome and pernicious facet of my own lived experience, one that I’ve devoted much effort and resources towards addressing. I can say I took a break between albums to “go back to school” in interviews, but that isn’t the whole story. I have nothing but empathy for anyone struggling, and I really hope people get the help they need, and that we all make ourselves available to those close to us who need us.

Una publicación compartida de Robin N. Pecknold (@robinpecknold) el

Taylor Swift hace de amante pelirroja en el vídeo de ‘Babe’ de Sugarland

4

Hace unas semanas se publicaba ‘Babe’ de Sugarland, una canción que Taylor Swift escribió para su disco ‘Red’, pero finalmente decidió no utilizar y ha terminado formando parte del repertorio del dúo de Jennifer Nettles y Kristian Bush. Ahora se ha estrenado el vídeo de la canción, con una estética entre ‘Mad Men’ y ‘Mujeres Desesperadas’, y una temática de celos, lujo e infidelidad, como ya sucedía con otro vídeo de Taylor Swift, ‘Blank Space’.

En este vídeo Taylor Swift aparece haciendo de amante pelirroja y, pese a esa posición que se puede interpretar como “de mala” respecto a la vocalista y papel principal (habrá quien dirá que el malo obviamente es él, no hay más que ver el desenlace), lo curioso es que la idea de mostrarse haciendo de amante, ha sido de la propia Taylor. Así lo ha explicado Jennifer Nettles: “Taylor nos contactó y nos dijo que tenía una gran idea para el vídeo, así que escribió la trama principal”. Swift hace coros en la canción, por lo que el vídeo termina teniendo su sentido por ahí también.

‘Babe’ ha llegado al puesto 72 de la lista oficial de singles en Estados Unidos, el Billboard Hot 100, alcanzando el puesto 8 de las listas country. Es el sencillo principal de ‘Bigger’, lo nuevo de Sugarland y su primer disco en ocho años, que justo se ha publicado esta misma semana.

Taburete estrenan himno futbolero, ‘Desde Rusia con Amor’, y opinan sobre Carolina Durante

14

Taburete, que recientemente han estrenado el single ‘Belerofón’, tienen un nuevo tema. Se trata de una canción que han tenido a bien llamar ‘Desde Rusia con amor’ y en la que animan a la Selección Española de fútbol, aka “La Roja”, a ganar el Mundial.

En la portada del sencillo el grupo aparece vestido con el uniforme de la selección, y la letra incluye referencias a Messi o a Ronaldo, que lógicamente jugarán para sus respectivos países (“Esta noche no vamos con Griezmann, ni con Neymar / Ni con Messi, ni Ronaldo”) y su carácter de apoyo a lo español se reafirma con textos como “En Rusia ya hablan español / Comen jamón y luce el sol” o “El sueño ha comenzado / Todos a España / al son de un corazón, fuego y pasión”. También hay palabras de cariño para Manolo el del Bombo.

Por otro lado, Taburete han sido noticia recientemente, entre otras cosas, por aparecer en el Especial Carolina Durante de Mondosonoro. La revista ha entrevistado al grupo autor de ‘Cayetano’, el tema que ha triunfado en el underground gracias a su estribillo «todos mis amigos se llaman Cayetano, no votan al PP, votan a Ciudadanos», y en la entrevista hablan de Taburete. Dice Diego: «me parece la hostia que no terminen de encasillarnos en ningún entorno musical en concreto: ni en el indie, ni en el rollo de Taburete y esas bandas, ni en el rollo rockero del ViñaRock. A mí me hace mucha gracia». Más tarde añade: «quizá de nuestra generación el grupo que más se merecería encabezar festivales por alcance y cantidad de público es Taburete. Por méritos de gente que les escucha y cantidad de gente que asiste a sus conciertos sin duda Taburete se lo merecerían, aunque no me guste lo que hacen».

Mondosonoro también ha preguntado a una serie de personalidades qué opinan de Carolina Durante y en la lista está el mismísimo cantante de Taburete, Willy Bárcenas, que tiene esto que decir del grupo: «He escuchado las cinco canciones (sic) que tienen en Spotify y creo que no está mal. La canción de Cayetano puede ser una digna sucesora de ‘Pijo él y pija ella’ de El Chivi. Pueden funcionar muy bien en festivales». Cuando le preguntan si podría salir del entorno independiente, responde: «Nunca se sabe pero tampoco creo que vaya a ser un grupo que acapare tanto público como nosotros. Pueden llegar a ser como una especie de Un Pingüino En Mi Ascensor pero más rockeros (…) Seguro que sus conciertos son divertidos».

Muere a los 20 años Jackson Odell de ‘Los Goldberg’ y ‘Modern Family’

4

El actor Jackson Odell, de tan solo 20 años, ha sido hallado muerto en su casa de Tarzana, California. El joven era conocido por su participación en sitcoms como ‘Los Goldberg’, donde interpretaba a Aric Cadwell, y por su aparición puntual en algunos episodios de la popular ‘Modern Family’. En concreto aparecía y era mencionado en algún capítulo de las temporadas 1, 3 y 4. Interpretaba a Ted Durkas, un compañero de instituto de Manny y Luke.

La muerte de Jackson Odell se produjo el pasado jueves, pero no se ha hecho pública hasta este lunes. No se conoce la causa del deceso aunque no se considera la muerte “sospechosa”. La policía acudió a su casa después de que el joven no atendiera llamadas de amigos y familiares.

Jackson Odell también escribía su propia música y por ejemplo logró aparecer como autor en los créditos de las películas ‘Forever My Girl’ y ‘Redemption’. Su familia ha enviado el siguiente mensaje público: «La familia Odell ha perdido a nuestro amado hijo y hermano, Jackson Odell. Siempre será para nosotros una luz y un alma brillante, amorosa y llena de talento. Todavía tenía mucho que compartir. Ahora queremos dar desde nuestra privacidad algún sentido a esta inconmensurable pérdida». Os dejamos con una canción co-escrita por él e interpretada por Alex Roe.