Brian Wilson tiene asegurado su nombre en la historia de la música popular en letras doradas, como artífice de buena parte de los mejores trabajos de Beach Boys, que redefinieron el pop en décadas posteriores y aún hoy son fuente inagotable de inspiración y referencia. Pero tampoco puede despreciarse su trabajo posterior en solitario. Unas obras, aún más meritorias, si tenemos en cuenta que para crearlas tuvo que superar una profunda crisis de salud, problemas mentales derivados del consumo descontrolado de psicotrópicos y de malas diagnosis psiquiátricas.
Ahora el sello Rhino presenta ‘Playback: The Brian Wilson Anthology’, una retrospectiva que desde el 22 de septiembre reunirá una selección de 18 canciones con lo mejor y más significativo de esos trabajos en solitario. Comenzando por su debut homónimo del año 1988, del que se recuperan hasta cuatro canciones, además de obras que ya han visto la luz en este siglo como ‘Brian Wilson Presents Smile’, ‘That Lucky Old Sun’, ‘Brian Wilson Reimagines Gershwin’, ‘In The Key of Disney’ y el más reciente ‘No Pier Pressure. Clásicos como ‘Surf’s Up’, ‘Love and Mercy’, ‘Heroes and Villains’ o ‘Soul Searchin´’ están presentes.
Entre la selección del álbum sin duda lo más llamativo es la inclusión de dos temas inéditos: uno, un tema llamado ‘Run James Run’, totalmente nuevo y grabado por Wilson para la ocasión; y otro, una canción resultante de unas sesiones de grabación con el productor Andy Paley (Jonathan Richman & The Modern Lovers, Madonna –en la BSO de ‘Dick Tracy’–) en los primeros 90. Se trata de ‘Some Sweet Day’, una canción verdaderamente deliciosa que muestra que, ni en una década musicalmente tan poco propicia para el genio californiano como esa, Wilson se traicionó a sí mismo en su búsqueda por la belleza y la perfección. Hoy la estrenamos en exclusiva en JENESAISPOP. Puedes escucharla bajo el tracklist de ‘Playback’.
Tracklist:
“Love And Mercy”
“Surf’s Up”
“Heroes And Villains”
“Melt Away”
“Let It Shine”
“Some Sweet Day”
“Rio Grande”
“Cry”
“Lay Down Burden”
“The First Time”
“This Isn’t Love”
“Soul Searchin’”
“Gettin’ In Over My Head”
“The Like In I Love You”
“Midnight’s Another Day”
“Colors Of The Wind”
“One Kind Of Love”
“Run James Run”
En el post de eBay, Shkreli ha mandado a la mierda a Wu-Tang Clan (concretamente, sus palabras han sido: “a la mierda Wu-Tang Clan”) recordando que a pesar de que compró el álbum, uno de los integrantes del grupo (“el menos inteligente”) despreció su gesto, por supuesto al tratarse de Martin Shkreli. El farmacéutico sin embargo defiende que en su momento compró el disco y que ahora lo vende por su amor a la música. “El mundo no ha visto mi propósito de otorgar serio valor a la música… Me da curiosidad si el mundo valora la música tanto como yo. He donado dinero a muchas bandas de rock y a raperos a lo largo de los años para asegurarme de que pueden seguir produciendo su arte, lo cual es algo que pocos harían”.
Shkreli dice además que la mitad del dinero que gane por el disco lo donará a la investigación médica e insiste en que no ha puesto “Shaolin” a la venta para “ganar pasta” sino para encontrar a alguien que valore la música tanto como lo hace él. Eso sí, el farmacéutico apunta que en cualquier momento puede arrepentirse de su decisión, cancelar la venta o incluso “romper el disco por la frustración”, conque si pensabas comprarlo y tienes 180.300 dólares sueltos, te animamos a que lo compres cuanto antes. Por lo menos, Shkreli promete que destruirá cualquier copia del disco que haya hecho y que pagará gastos legales al comprador “para asegurarme de que desde ambas partes se está de acuerdo con los detalles de la compra”.
Ha sido una de las grandes sorpresas del verano. Tras las malas críticas -no en nuestra web, pero sí en muchos medios- de ‘Divide’, Ed Sheeran se ha encontrado con una nominación al Mercury Prize. No a los Brits, que admiten el voto popular y ya ha conquistado. No a los Grammy, un peldaño por encima y al otro lado del Océano, que también. Sino al Mercury, uno de los premios más prestigiosos del mundo que en otras ediciones han ganado PJ Harvey (dos merecidísimas veces), Arctic Monkeys, Primal Scream, Portishead o The xx, por mencionar algunos. Para más inri, es su primera nominación a estos galardones, que precisamente suelen reconocer a artistas noveles. Traducción: justo cuando Ed Sheeran ha tenido las peores críticas de su vida, con un tercer álbum, van los del Mercury y le dan mimos.
‘Divide’ -/dɪˈvaɪd/ para los amigos- es, al menos hasta ver los datos que es capaz de hacer su colega Taylor Swift en 7 semanas, el disco más vendido de todo 2017 por una diferencia apabullante. Supera según las estimaciones de Mediatraffic los 7 millones de copias, doblando con holgura a su máximo competidor, ‘DAMN.’ de Kendrick Lamar. A día de hoy, justo 6 meses después de su lanzamiento, continúa en el puesto 2 en Reino Unido (la semana pasada volvía al número 1) y en el puesto 13 en Estados Unidos. Su nominación al Mercury abre el debate sobre si la venta masiva de discos puede terminar dando cierta pátina de calidad a tu obra, por aquello de que «si tanto gusta algo, algo tendrá que tener»; o de si un millón de moscas pueden estar TAN equivocadas.
Bon Jovi titularon una cajita ‘100,000,000 Bon Jovi Fans Can’t Be Wrong’ para celebrar la venta de 100 millones de álbumes, como en 1959 se había conocido un disco de Elvis como ‘50,000,000 Elvis Fans Can’t Be Wrong’. Bon Jovi no convencieron a nadie con su ocurrencia. Entre los discos más vendidos de la historia encontramos maravillas como ‘Thriller’ de Michael Jackson, ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’ de los Beatles o ‘Rumours’ de Fleetwood Mac, pero también discos tan cuestionados como ‘Falling Into You’ de Celine Dion, tan adalid del mal gusto que hasta se ha escrito un libro millonario sobre ello; ‘Come on Over’ de Shania Twain o ‘Bat Out of Hell’ de Meat Loaf.
Como todos sabemos, que una canción -o un disco, saludos a ‘Más’ de Alejandro Sanz– arrase, no significa que sea bueno. Las radios están llenas de canciones fotocopiadas de otros éxitos recientes, a menudo escritas o producidas por las mismas personas, sin mayor mérito ni siquiera intención artísticos ni más objetivo que el de vender, algo muy lícito por otro lado (¿quién quiere trabajar para morirse de hambre?). Lo curioso es que a veces las razones por las que una canción que odiábamos ha triunfado resplandecen con evidencia con el paso del tiempo. ‘We Found Love’ y ‘Work’ de Rihanna, por distintas razones, fueron canciones muy odiadas el día de salida, y después el tiempo las ha situado como clásicos absolutos de nuestra década… ¿solo por los millones que han movido o hay algo más?
Indudablemente hay algo más aparte de «sumarse al enemigo» en busca de la aceptación social. A una escala menos evidente que la de Rihanna, que tras 30 hitazos ha desarrollado una carrera más trendsetter de lo que nadie jamás adivinó, ‘It Ain’t Me’ de Selena Gomez, una descarada copia del tropical house de los últimos años; ‘Despacito’ de Luis Fonsi y Daddy Yankee, con su peculiar estructura de estrofas y ganchos que se suman y vuelven; o las composiciones de Meghan Trainor, que esconden también récord de «hooks»; han resultado esconder mucha más magia -y mejores melodías, defendibles a guitarra y piano- de lo que parecía al principio. Y en esta categoría incluiría ‘Shape of You‘, una canción que parecía inofensiva por su fondo tropicalillo y su letra boba pero que ha terminado resultando totalmente hipnótica, bastante icónica y muy enternecedora con ese arranque que viene a decir, con otras palabras, «en la discoteca no soy capaz de comerme un rosco porque soy más feo que un camello, así que tengo que apañármelas en el pub, bebiendo y dando conversación».
Sin embargo, mucha gente sigue sin percibir en Sheeran ningún encanto. No hay más que leer los comentarios de esta web (¡de esta web!) o de cualquier otra para averiguar cuántos prejuicios continúa habiendo contra la música comercial (y latina). Para muchos, sonar comercial o latino equivale a ser malo. ¿Cuál es el caso de Ed Sheeran? ¿Es comercial, luego es malo, sin más? ¿O el pobre es tan malo que es malo, comercial o no? Hay debate. Lo único claro es que el ámbito culto Wire/Rockdelux/Pitchfork no es una posibilidad para él. Demasiado blandengue. Demasiado obsesionado con el amor. Demasiado facilongo. Demasiado poco innovador. Su entorno es, como muestra Metacritic, el de los medios de público adulto y generalista, el de los que se dirigen a todo el mundo, no al sector más especializado: Rolling Stone, Allmusic, The New York Times y un tabloide están entre los medios que han apoyado ‘Divide’… nada o casi nada que ver con el entorno Mercury, muy ocupado como decía en rebuscar entre artistas noveles, premiar a gente underground como Skepta o Speech Debelle y nominar a Kate Tempest. ¿Por qué le reconocen ahora justo que tanta gente menosprecia su trabajo por ñoño? ¿Se han dado cuenta de que este y sus otros discos son mejores de lo que creían, como a otros nos ha pasado con Meghan Trainor o Rihanna? ¿Están realmente diciéndonos que ‘Divide’ es su mejor disco? ¿Pero por qué razón?
La nominación a ‘Divide’, que Ed Sheeran no necesita para nada, no es justa, pues muchos otros álbumes británicos la habrían merecido antes, como el debut de Mura Masa o, muy especialmente, el disco homónimo de regreso de Slowdive. Sin embargo, son interesantes los mensajes que se pueden extraer de ella. El primero, la ética o más bien la ausencia de la misma, pues el Mercury se ve tan grande a sí mismo que no teme el debate de la imparcialidad: Jessie Ware, co-autora de uno de los temas del disco de Ed Sheeran, es jurado este año. En segundo, los números: el Mercury quiere garantizarse expectación y audiencia, contando con alguien tan mediático como Sheeran en su ceremonia. En tercero, tras unos años de cierta radicalidad, se abre la veda para que discos pop como los de Spice Girls y Take That vuelvan a ser nominados, pues ‘Spice’ y ‘Everything Changes’ lo lograron. Y en cuarto… venga, va, ¡Ed Sheeran no puede ser tan malo!
Las cualidades de Edward Christopher suelen pasarse por alto. Pocas veces se destaca lo buen performer que es casi siempre pegado a su pedal, lo versátil que ha demostrado ser acercándose a los ritmos R&B o colaborando con el mismísimo Stormzy. Sigo desconociendo por qué no todos los fans de Tracy Chapman adoran ‘Thinking Out Loud‘ y los de U2 ‘Castle on the Hill’. Pero es que además se ha permitido regalar a Justin Bieber la que puede ser la composición más importante de su vida, ‘Love Yourself‘ (la producción podría ser ‘Sorry’, pero la canción…); y a Jessie Ware un pedazo de torch song de acabado gospel como es la impresionante ‘Say You Love Me’ (además del mayor hit en streaming a Rudimental, por una diferencia abrumadora).
‘Divide’ no es un gran disco ni siquiera obviando los bonus tracks tipo ‘Barcelona’: sus singles están demasiado marcados y, tras la intensidad y variedad que apuntan al principio ‘Eraser’, ‘Castle on the Hill’, ‘Perfect’ y ‘Shape of You’, el resto carece de más sorpresas que la ocurrencia irlandesa de «¡tía, que te has enamorado de un inglés!» de ‘Galway Girl’.
Esta nominación a los Mercury solo puede entenderse como el reconocimiento a un artista que está demostrando una constancia, un empeño, un trabajo, una variedad y un superarse a sí mismo que no percibí, por poner el ejemplo recurrente, en el tercer disco de Oasis (y de medio Brit pop). Aunque en los Mercury se premien claramente los discos y no las trayectorias, no es un disparate que Ed Sheeran pueda estar ahí después de haber co-escrito ‘Love Yourself’, ‘Say You Love Me’, por supuesto su propio repertorio y por haber mostrado una ambición que no parece que vaya a quedarse en este disco. Otra cosa es que ‘Divide’ venza por ejemplo al disco de The xx o al de Stormzy: ahí es cuando sí me lanzaré a las calles junto a todos los talifanes a quemar marquesinas.
George Michael compuso y grabó temas nuevos los días y probablemente los años previos a su muerte en la Navidad de 2016, aunque entonces ya hacía 12 años que no editaba un disco de material inédito (el último, ‘Patience’, se publicó en 2004, aunque después de este ha habido giras y un álbum de versiones sinfónicas). Se sabe por ejemplo que trabajaba con Nile Rodgers de Chic, quien llegó a asegurar que le “encantaba” su canción y que Michael sonaba “irreal” en ella.
Hoy UK Official Charts revela que una de las canciones en las que Michael trabajó antes de morir se estrenará mañana por la mañana en la radio británica, concretamente en el programa matutino de Chris Evans en BBC Radio 2, a las 9 de la mañana en UK (10 hora española). Se desconoce si esta canción corresponde a la colaboración de Nile Rodgers, pero el productor se fotografió recientemente trabajando en ella desde el estudio, con que es muy probable que así sea.
Al tiempo que la radio británica ha anunciado el estreno del primer single póstumo de George Michael, su familia ha publicado una carta en la página del músico escribiendo que a Michael le habría gustado que esta música se publicara. “Nuestro objetivo es continuar compartiendo y disfrutando del precioso legado [de Michael] y continuar haciéndoos felices a través de su hermosa música”. Concluye: “Prometemos que le honraremos siempre manteniéndonos fieles a a sus ambiciones e intenciones”.
Anoche, y tras casi tres años anunciando su producción (a cargo de Boomerang –‘Mar de plástico’, ‘El secreto de Puenteviejo’, ‘Los misterios de Laura’–), filmación y presentación en sociedad, Antena 3 estrenó contra todo pronóstico ‘El incidente’, una serie que ya parecía condenada –tras descartarse su estreno en la tradicionalmente floja parrilla veraniega de los dos últimos años– a engrosar la lista de proyectos malditos que nunca verían la luz. Las razones de ambos extremos, su no-estreno inicial (quizá pudo estar detrás la descalificación pública de la serie a cargo de su protagonista, Marta Etura) y su repentina presentación en prime-time del arranque del curso televisivo, son incluso más misteriosas que el propio argumento de este thriller con elementos científicos y paranormales.
Máxime cuando, además, parece que será objeto de un curioso experimento de programación (a partir de la semana que viene, pasa a emitirse en La Sexta) y que, en su ostracismo, ha sido objeto de una redistribución el metraje: de 8 capítulos de 50 minutos (episodios cortos, esa utopía) ha pasado a contar con 5 episodios de los 70 (alargados hasta el paroxismo con publi) minutos. Y, para colmo, el planteamiento de la serie en su primer capítulo es bastante bueno, aunque con algún fallo hasta cierto punto justificable.
Situada en el ficticio Valle del Cer (en realidad, los exteriores pertenecen a preciosos parajes de la Sierra de Madrid), la acción comienza, en un estilo muy M. Night Shyamalan, mostrando la extraña aparición de innumerables animales muertos, domésticos y salvajes, en un tranquilo pueblecito de montaña. Una tranquila y campechana agente forestal (interpretada magníficamente por Pepa Aniorte), una suerte de Marge Gunderson madrileña, investiga el caso ante la presión del codicioso alcalde del pueblo (el reciente ganador de un Goya Manolo Solo) y la extrañeza de algunos de los habitantes del pueblo, que padecen consecuencias insólitas.
Un argumento bastante atractivo y bien tratado técnicamente –sus efectos visuales, comandados por el ganador de 9 Goyas Reyes Abades, no están mal, pero podían ser mejores– que, sin embargo, está a punto de irse al traste por un guión no muy compensado. Y es que el episodio inicial emitido anoche lograba enganchar de manera notable en sus últimos 30 minutos, sí, pero antes el espectador hubo de padecer de 40 más en los que la trama no conseguía despegar por un enfoque en mi opinión poco acertado.
Lejos de profundizar en el interesante planteamiento de la trama, largas y melodramáticas escenas daban total protagonismo en definir, con reiteración y poca sutileza, los perfiles de los habitantes del pueblo y sus circunstancias personales con gran detalle, olvidando en cambio ofrecer algún guiño, por ejemplo, sobre el misterioso papel que desempeña Bárbara Lennie. Algo que, para ser un primer episodio, resultaba muy poco dinámico –con esa repetición tan propia de la ficción patria, no vaya a ser que no hayamos entendido algo o que necesitemos hacer un pis– y apartaba el foco de lo que de verdad resultaba excitante. Así, nos encontramos con una excesiva carga melodramática (con alguna escena bastante sobreactuadita de Etura) y uno casi olvidaba de qué iba todo aquello. Sin embargo, como decíamos, la recta final del capítulo remontaba el vuelo de manera notable y lograba enganchar ante los diversos frentes que se abrían. Incluso, el avance del segundo episodio plantea algunas cuestiones que, de tan delirantes que parecen, no tenemos claro que puedan ser resueltas con soltura en solo 4 capítulos más. Como mínimo, apetece ver por dónde van los tiros.
Calificación: 6,8/10. Destacamos: Pepa Aniorte está estupenda. A ver si le permiten tomar el protagonismo que merece. La música es de Julio de la Rosa. Te gustará si: consigues superar la primera mitad del piloto sin cambiar de canal, o eres fan de M. Night Shyamalan. Predictor: sabemos que está sentenciada, pero si han resuelto bien el nuevo montaje, podría ser un hito de la ficción española.
Este sábado 9 de septiembre se celebra Dcode -a punto de agotar entradas- con las actuaciones de gente como Interpol, Band of Horses, Franz Ferdinand, Miss Caffeina, Liam Gallagher… o Charli XCX. La cantante, que actúa a las 17.15 (todos los horarios disponibles aquí), realizará un meet & greet con algunos fans antes del show. JENESAISPOP invita a 4 de sus lectores que ya tengan su entrada para Dcode a conocerla.
Los ganadores serán aquellos que envíen a jenesaispop@gmail.com la demostración más divertida de su fanatismo hacia Charli XCX. Puede ser un breve texto, una fotografía, una historia, un vídeo interpretando alguna de sus canciones, alguna foto o tuit sobre ella pasado o presente subido a las redes sociales o a algún foro, largo etcétera. Usa tu imaginación para demostrarnos tu fanatismo hacia la autora de ‘Sucker‘: tienes hasta este jueves a las 16.00 para participar. Os recordamos que este «meet & greet» no incluye entrada para Dcode. JENESAISPOP no se responsabiliza de la posible cancelación del «meet & greet» (dedos cruzados).
Por otro lado, las últimas noticias de Dcode incluyen la realización de varias actividades familiares desde la apertura a las 11.30 de la mañana hasta las 16.30. Entre talleres varios y puzzles, destaca la actuación en acústico de Alondra Bentley de 13:40 a 14:10. La cantante editaba un disco para niños hace unos años, ‘Alondra Bentley Sings for Children, It’s Holidays!’.
Cher, autora de “WTF is MDNA”, uno de los mejores tuits de la historia, se ha vuelto a superar esta semana en Twitter. La causa ha sido Donald Trump y su polémica decisión de revocar el DACA, el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, implementado por Barack Obama en 2012 y que protege a miles de jóvenes inmigrantes en Estados Unidos de la deportación garantizándoles trabajos temporales o acceso a la salud pública. A estos inmigrantes se les llama “dreamers”, “soñadores”.
La intérprete de ‘Believe’ ha expresado su opinión (en contra) sobre esta noticia en Twitter, criticando a Trump por su cobardía: “¡¡aquellos que puedan deben acoger a un SOÑADOR en su casa y protegerlo!! Yo estoy dispuesta a hacerlo y OTROS EN LA INDUSTRIA HARÁN LO MISMO!!”, ha escrito. “¡¡Estados Unidos ha sido el único hogar de nuestros soñadores!! ¿Podemos tirarlos a la selva ahora? Trump es un absoluto cobarde. ¿Por qué no revocó DACA “él mismo” en televisión? La única intención de Trump y la de su partido amante de los nazis es que Estados Unidos vuelva a ser blanco. ¡¡A él no le importan los soñadores!!”
A propósito del tuit de Cher en el que asegura que acogería a inmigrantes en su casa, una persona totalmente random en Twitter que responde al nombre de “Brenda Webb” ha cuestionado a la cantante en la red social escribiendo “claro que lo harás, Cher… ¡me lo creeré cuando lo vea!” Y entonces Cher ha replicado: “mantén los ojos abiertos, zorra”. Webb, que se describe en Twitter como “madre soltera, creyente de Jesús y persona positiva”, ahora puede añadir a su biografía “aniquilada por Cher”. También dice que la política le molesta, de modo que habrá aprendido a no meterse en asuntos de semejante índole… sobre todo si los va a discutir con Cher.
Those Who Can Must Take a DREAMER In2 Their Home & Protect Them‼️I’m Ready 2 Do This & 🙏🏻Others in MY BUSINESS WILL DO THE SAME‼️SANCTUARY
Tal y como vino se fue: este 3 de septiembre la tercera y, ahora sí, definitiva temporada de ‘Twin Peaks’ ha llegado a su fin y son muchos los fans descontentos con los cabos sueltos que ha dejado la serie y con su extraño final. Pero tras las bambalinas son otras las personas que están insatisfechas con ‘Twin Peaks’, concretamente con su co-director David Lynch, y una de ellas es Julee Cruise, la icónica vocalista del Roadhouse autora de ‘Floating into the Night’ e intérprete de ‘Falling’, la canción principal de la serie. Cruise, que actuó varias veces durante las dos primeras temporadas de ‘Twin Peaks’, aparece en la escena final de la tercer temporada de la serie cantando su tema ‘The World Spins’ en el Roadhouse y está enfadadísima con Lynch por cortar su actuación y haber añadido los créditos encima.
Como recoge Hotpress, Cruise ha dicho que Lynch decidió cortar su parte en ‘Twin Peaks’ para “darme una bofetada en la cara” y que ver los créditos encima de su interpretación de ‘The World Spins’ le ha parecido precisamente eso, una “bofetada”. En Facebook ha escrito: “no entiendo por qué mi actuación terminó tan abruptamente. David sería muy cuidadoso y perfeccionista con estas cosas. Pero ¿cuál es la VERDADERA RAZÓN? Se han herido sentimientos desde ambas partes. Eso es lo que ha pasado. No se me va a faltar el respeto más”.
Yendo más allá, la cantante ha reconocido que le supo “FATAL” cuando se enteró de que ‘Twin Peaks’ volvía, hasta el punto que llegó a cambiarse el número de teléfono y el correo electrónico para no poder ser contactada por Lynch. Además ha dicho que no volverá a trabajar con el “emperador” nunca más. El pasado 4 de septiembre, publicaba en Facebook “estoy harta, no podría importarme menos ‘Twin Peaks’”. Parece que el mal rollo entre Cruise y Lynch se añade a la lista de misterios de la serie… ¿Tardaremos 25 años en resolverlo?
Foo Fighters habían dicho que una de las colaboraciones estrella de su nuevo disco, ‘Concrete and Gold’, que sale el 15 de septiembre, iba a sorprender a sus fans de verdad. El grupo apuntaba a la “mayor estrella del pop del mundo”, tras lo que muchos pensaron en Adele o Sia, puesto que el álbum lo ha producido Greg Kurstin, que ha colaborado extensamente con las dos. Pero no es ninguna de ellas.
La gran colaboración secreta de ‘Concrete and Gold’ es un *NSYNC, concretamente el único de sus integrantes que ha seguido en el candelero y sigue cosechando éxitos a día de hoy, que no es otro que Justin Timberlake. Según Grohl, el autor de ‘Cry Me a River’ canta unos “la la las” en una de las canciones “más duras” del álbum. La colaboración surgió en Los Ángeles, donde Foo Fighters y Timberlake trabajaban en sus respectivos discos en el mismo estudio, y sucedió cuando Timberlake le pidió al grupo cantar en su disco “para poder contárselo a mis amigos”.
No se ha revelado el título de la canción en la que ha colaborado Timberlake, pero puede confirmarse que no es ninguna de las publicadas hasta el momento, ‘Run’ y ‘The Sky is a Neighborhood’. Para esta última el grupo presentaba un buen videoclip lleno de efectos especiales. Del álbum de Timberlake poco se sabe que en él trabajan como siempre Timbaland y Pharrell Williams y que podría ser medio country.
Cuando está a punto de comenzar la gira europea de los Rolling Stones, que los traerá a Barcelona el próximo 27 de septiembre (siguen quedando algunas entradas de pista y muy pocas de grada a través de este enlace), se ha dado a conocer la lista de teloneros. Esta incluye a artistas internacionales como The Hellacopters -precisamente en Suecia-, ese terremoto escénico llamado Cage the Elephant y, en la cita más apetecible, el americano Leon Bridges, no en ninguna fecha clave de Reino Unido (la gira no pasa por Reino Unido, de manera polémica, por falta de disponibilidad de estadios en las fechas requeridas), sino en Holanda.
En España nos han tocado Los Zigarros y la crítica fácil es que ya podíamos ser holandeses. Sin embargo, basta escuchar cualquiera de los hits que el grupo valenciano ha labrado durante los últimos años para darse cuenta de que son los adecuados para este cometido. El aroma a rock clásico inunda por completo sus composiciones y el grupo, no en vano, ha compartido en Facebook un divertido vídeo en el que aparecen gritando de emoción ante esta oportunidad. Hay camiseta puesta ad hoc, como podéis ver al final de este artículo. Su vídeo lleva ya más de 1000 likes.
9 Sept Hamburg, Germany Stadtpark – Kaleo
12 Sept Munich, Germany Olympic Stadium – Kaleo
16 Sept Spielberg, Austria Spielberg at Red Bull Ring – Kaleo / John Lee Hooker Jr.
20 Sept Zurich, Switzerland Letzigrund Stadium – The Struts
23 Sept Lucca, Italy, Lucca Summer Festival-City Walls – The Struts
27 Sept Barcelona, Spain Olympic Stadium – Los Zigarros
30 Sept Amsterdam, Holland Amsterdam ArenA – de Staat
3 Oct Copenhagen, Denmark Parken Stadium – Rival Sons
9 Oct Dusseldorf, Germany Esprit arena – Rival Sons
12 Oct Stockholm, Sweden Friends Arena – The Hellacopters
15 Oct Arnhem, Holland GelreDome – Leon Bridges
19 Oct Paris, France U Arena – Cage The Elephant
22 Oct Paris, France U Arena – Cage The Elephant
25 Oct Paris, France U Arena – Cage The Elephant
St. Vincent ya había compartido el single ‘New York’ extraído de su nuevo disco, pero hoy es cuando comparte la portada de ese largo que ha grabado llamado ‘MASSEDUCTION’ y que se publicará el 13 de octubre a través de Loma Vista Recordings. Según la nota de prensa de su distribuidora en España Music as Usual, «las temáticas de poder y sexo, las relaciones en peligro y la muerte son preocupaciones que atraviesan el álbum», que contará con «guitarras y pianos, sintetizadores y cuerdas, y beats de batería que resuenan enérgicos» en sus 13 temas. No hay duda de lo primero desde que vemos la portada con la que suponemos Annie Clark de culo. Hemos visto culos en muchas portadas, de Bruce Springsteen a Scissor Sisters, pero no hay duda de que aquí el signo es reivindicativo y/o irónico. De hecho, St Vincent ha compartido una serie de vídeos cómicos en redes sociales en las que responde preguntas absurdas de los periodistas, tipo «¿qué tal es tocar con tacones?». Puedes verlos recopilados en el NME (y el de los tacones, bajo estas líneas).
El álbum ha sido co-producido por St. Vincent y Jack Antonoff en los Electric Lady Studios de Manhattan, con grabaciones adicionales en Rough Consumer Studio en Brooklyn y Compound Fracture en Los Angeles. “Cada disco que hago tiene un arquetipo,” dice Clark en la mencionada nota de prensa. “En ‘Strange Mercy’ eran amas de casa medicadas. En ‘St. Vincent’ era una líder de una secta futurista. ‘MASSEDUCTION’ es diferente, es en primera persona. No son hechos contrastables, pero si quieres saber algo acerca de mi vida, escucha este disco.”
Los invitados especiales del disco incluyen a Thomas Bartlett al piano, Kamasi Washington al saxo, Jenny Lewis a las voces, y Sounwave en la producción de beats. Greg Leisz y Rich Hinman añaden pedal steel, y Tuck y Patti Andress contribuyen con guitarra y voz respectivamente en una selección de temas.
Al mismo tiempo se comparte un nuevo single que no tiene nada que ver con el anterior y que responde al nombre de ‘Los Ageless’ (sic). De corte electrónico y muy popero, es más vinculable al sonido de singles viejos como ‘Digital Witness’.
U2 habían anunciado para esta semana el primer single oficial de su nuevo disco, ‘Songs of Experience’, que sucede a aquel ‘Songs of Innocence‘ que publicaran en 2014, instalándolo automáticamente en toda librería viviente de iTunes, causando una gran polémica de la que la promoción de aquel disco se resintió.
Mientras el grupo ha realizado una gira este año celebrando los 30 años de ‘The Joshua Tree’, no ha dejado de preparar nuevas canciones, como avanzaba el directo que compartían de ‘The Blackout‘ hace unas semanas. Pero ya entonces se decía que el single oficial del disco sería otro y este se da a conocer a las 14.00, hora española, bajo el nombre de ‘You’re the Best Thing About Me’.
Pese a los rumores de nuevos sonidos para el próximo disco, y pese a su comentada colaboración con Kendrick Lamar, ‘You’re the Best Thing About Me’ es un medio tiempo pop-rockero continuista respecto a lo que han sido los U2 de los últimos años. Aunque con un estribillo y ganchos bastante mejores que los de ‘The Miracle (of Joey Ramone)’, es difícil visualizar en esta canción un comeback a la altura de ‘Beautiful Day’ o ‘Vertigo’. No obstante, los punteos clásicos de The Edge, ese final abrupto que deja con ganas de más y un vídeo adecuado podrían jugar a su favor.
Según la nota de prensa, en la portada del single, obra de Anton Corbijn, figura la hija de The Edge, Sian Evans (en la de ‘Songs of Innocence’ lo hacía un hijo del batería Larry Mullen Jr). «Mientras «Songs Of Innocence» plasmaba las influencias y experiencias de la banda desde finales de los ’70 hasta principios de los ’80, este nuevo álbum es una colección de canciones en forma de cartas íntimas sobre lugares y personas que son cercanos al corazón del cantante; la familia, los amigos, los fans, él mismo».
Según la entrevista de The New York Times, el álbum saldrá el 1 de diciembre.
Adam Granduciel estableció su propia cúspide creativa –o eso suponían muchos– con ‘Lost In The Dream’, un álbum que flotaba en un espectro entre la ensoñación y la realidad, un estimulante viaje nocturno por una carretera envuelta en niebla y luces brillantes en el que la banda sonora era el reflejo de La Gran Canción Norteamericana. Ofrecido, eso sí, por un espejo roto en el que cada uno de sus pedazos mostraba imágenes del Dylan de ‘Blonde on Blonde’, el Neil Young de ‘Tonight’s The Night’, los Eagles de ‘The Long Run’, el Bruce Springsteen de ‘The River’, los Dire Straits de ‘Brothers In Arms’ o el Tom Petty de ‘Damn The Torpedoes’.
Este disco, muy celebrado por la crítica y un público que vio en The War On Drugs, la banda de Granduciel, la prueba de que, tras unos álbumes algo erráticos de los últimos Wilco, el rock norteamericano de ascendencia clásica no estaba ni mucho menos agotado. A la vez, esa cumbre en su carrera suponía también un nada despreciable obstáculo. ¿Sería posible no decepcionar, aunque fuera un poco, tras tamaña colección de canciones? La respuesta se llama ‘A Deeper Understanding’ y es contundente. No solo era posible, sino que además ha logrado algo incluso más difícil: ha logrado superarse a sí mismo.
Con una banda más extensa –reforzada desde entonces con el talento de Anthony LaMarca, colaborador de St Vincent, Spoon o Dean & Britta, y el saxofonista Jon Natchez–, resulta notable cómo para este quinto álbum de su carrera (el primero para la multinacional Atlantic) Adam Granduciel ha tomado las riendas de la producción y se ha esmerado en ofrecer un sonido absolutamente fastuoso. Una riqueza de texturas y detalles que salta al oído a las primeras de cambio con el fascinante tour de force entre bajo y batería en la inicial ‘Up All Night’, que ya da una pista de que todo en ‘A Deeper Understanding’ va un paso más allá y que cada segundo de sus 66 minutos de duración están pensados al milímetro y merece la pena escuchar con máximos atención y deleite.
El planteamiento básico del álbum no difiere demasiado de ‘Lost In The Dream’, evocando a los mismos referentes para construir un universo propio que funde realidad y fantasía. Tampoco difiere en el hecho de que es una fantástica colección de canciones. De hecho, en ese plano diría que resulta tremendamente difícil decir cuál de ambos álbumes posee las mejores: personalmente, en términos globales, ‘A Deeper Understanding’ también destaca un poco más, con temas claramente pop como las arrebatadoras e inmediatas ‘Pain’, ‘Nothing To Find’ (demostrando que un buen estribillo no tiene por qué ser necesariamente cantado), ‘Holding On’ o ‘In Chains’, alternados con momentos más elaborados e intrincados, pero igualmente candorosos, como ‘Strangest Thing’, la preciosa ‘Knocked Down’ –que hace pensar en Destroyer versionando ‘Lovin’ You’ de Minnie Ripperton–, ‘Clean Living’ y, por supuesto, ‘Thinking Of A Place’. El adelanto de este álbum, de más de 11 minutos, maravilla a cada escucha y resulta especialmente gloriosa cuando, justo en su mitad, nos hace caer antes de lanzarnos de nuevo en volandas. Aunque su gran misterio está en esa indiscernible transformación final –en sus dos últimos versos parece una canción nueva– que resulta a la vez tan natural.
Composiciones al margen, creo que la diferencia que propicia que estemos ante un disco superior a ‘Lost In The Dream’ está en pequeños grandes detalles como ese de ‘Thinking Of A Place’. La producción, elegante y cuidada, hace que todo suene pulcro –incluso cuando llegan las guitarras más sucias y aguerridas– y que, como decía al principio cada segundosea literalmente un deleite que no cabe perderse. Un mejor y mayor uso de sintetizadores –digitales y analógicos, además de otros teclados más primitivos, como el melotrón la celesta– aporta además un nuevo componente a la pócima de The War On Drugs que abre posibilidades fascinantes que ya se avanzan en ‘Strangest Thing’ y ‘Holding On’. Igualmente, aunque sin grandes aspavientos, Granduciel lleva un paso más allá el trabajo lírico, centrando buena parte de sus bonitas letras en relatar la lucha interna entre el apego por el hogar y el amor conyugal versus el magnetismo de la vida en la carretera, una incertidumbre oscura que no resulta fácil abandonar.
Ingredientes aparentemente sencillos pero que denotan un largo y minucioso trabajo (el álbum se ha grabado en 13 estudios dispersos por Estados Unidos, a menudo con Granduciel como intérprete de buena parte de los instrumentos) por parte de su autor. Así las cosas, podemos decir sin rubor que si la pasada década el cetro del nuevo rock norteamericano estuvo indiscutiblemente en manos de Wilco, en los 10s podría estar ya en manos del músico de Philadelphia, que en sus inicios parecía un actor menor que quedaría ensombrecido por el talento de su amigo Kurt Vile cuando dejó la banda. Sin embargo, la propuesta de Granduciel está lejos de la que enarboló la banda de Jeff Tweedy: se diría que su gran transgresión sonora es no la experimentación, ni sonar más alto o intrincado, sino la de emocionar sonando de manera prístina. A gloria pura.
Calificación: 8,5/10 Lo mejor: ‘Pain’, ‘Thinking Of A Place’, ‘Holding On’, ‘Strangest Thing’, ‘Nothing To Find’ Te gustará si te gustan: Wilco, Destroyer, Ryan Adams Escúchalo: Spotify
Royal Blood, Metronomy, Delorean y Las Bistecs son algunos de los nuevos confirmados de BIME Live, que ya había confirmado a gente como The Prodigy, Ride, Bill Callahan, Vitalic, Kiasmos o Einstürzende Neubauten y se celebra en Bilbao los días 27 y 28 de octubre en el BEC! Delorean realizarán su actuación especial en homenaje a Mikel Laboa. También se ha confirmado a gente tan importante como Idles, Pablo und Destruktion y Rural Zombies. Aún queda alguna que otra banda por confirmar.
También se anuncia hoy la división por días. Mañana 7 de septiembre cambia el precio de los abonos, pasando de 52 euros a 65 euros y se ponen las entradas de día a la venta, que costarán 50 euros + gastos. Hoy, por tanto es el último día para comprar los abonos a 52 euros. Podéis adquirirlos en Ticketea. Bajo estas líneas podéis ver la división del cartel por días.
Viernes
ROYAL BLOOD
METRONOMY
RIDE
BILL CALLAHAN
EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN
KIASMOS Live
MARK EITZEL
PABLO UND DESTRUKTION
ANARI
RURAL ZOMBIES
Gaua: JACKMASTER / JOY ORBISON / WILLOW
Sábado
THE PRODIGY
VITALIC ‘ODC Live’
BNQT feat members of Midlake, Alex Kapranos (Franz Ferdinand), Fran Healy (Travis) & Jason Lytle (Grandaddy)
EXQUIRLA
DELOREAN presenta MIKEL LABOA
LAS BISTECS
IDLES
TOPS
Gaua: MANO LE TOUGH / LEON VYNEHALL / EL_TXEF_A
Salvador Sobral tenía una amplia gira programada durante el mes de septiembre que tristemente no va a poder realizar. El ganador de Eurovisión 2017 por parte de Portugal sufre un problema de corazón que de hecho le impidió acudir a los ensayos del certamen y ha comunicado a través de un vídeo y de Facebook que tiene que retirarse de los escenarios. Espera que sea temporalmente.
El comunicado de Facebook de la semana pasada decía lo siguiente: «Por indicación médica, Salvador Sobral no podrá cumplir con los compromisos profesionales programados para los próximos días. El músico tendrá que parar su actividad durante unos días para controlar su condición de salud. Por lo tanto, les informamos que los conciertos programados para el festival f, en faro (excuse me, día 31/08 y Alexander Search, día 01/09) y anadia (02/09) serán cancelados. La nueva fecha para el espectáculo de anadia se anunciará pronto. Prevemos el regreso del Salvador sobral a los escenarios el 8 de septiembre en el festival internacional de cultura de cascais y agradecemos de antemano la comprensión del público y los socios de sus espectáculos». Sin embargo, más conciertos van a ser cancelados según el último comunicado, que podéis ver bajo estas líneas y en el que se indica que el show del 8 de septiembre será el único y el último de momento: «Salvador Sobral da su último concierto, antes de abandonar temporalmente los escenarios, este martes 8 de septiembre (sic, el show es el viernes) en los jardines del casino estoril. La entrada es libre. Están todos invitados».
En el vídeo oficial que acompaña, Salvador indica que va a entregar «su cuerpo a la ciencia». «No es un secreto para nadie que mi salud es frágil. Tengo un problema y debo entregar mi cuerpo a la ciencia y retirarme de los escenarios y de la música en general. Ir a un mundo en el que se resuelvan mis problemas. Seguramente, el problema quedará resuelto, pero no sé cuándo. Quiero agradecer vuestro apoyo. Volveré pronto, es un adiós temporal. Me gustaría que se respetase mi privacidad. Todo irá bien, que nadie se preocupe». Según parte de la prensa portuguesa, necesita un trasplante de corazón urgente, algo que él no ha confirmado.
‘Amar pelos dois’ ha sido número 1 y disco de oro en Portugal, además de un éxito moderado en algunos países europeos como Suiza o España. Suma 8 millones de reproducciones en Spotify, casi el doble que la ganadora de 2016, ‘1944’ de Jamala.
Adele es hoy en día la estrella del pop más brillante del planeta, si nos fijamos únicamente en copias de discos vendidas. ’25’, su álbum del año 2015, supera ya los 20 millones de copias vendidas. Unas cifras insólitas en nuestros días, como de otra era. Sin embargo, ese éxito le ha pasado factura física a Adele, especialmente tras una extensa gira mundial que no pudo terminar: una seria afección vocal la obligó a cancelar sus dos últimos conciertos, nada menos que en el legendario Estadio de Wembley de Londres.
Este problema vocal no es nuevo y ya la forzó en el pasado a operarse, tomarse descansos, bajar de peso y, muy a su pesar, dejar de fumar, lo cual la ha hecho replantearse su carrera como cantante en alguna otra ocasión. Esto, sumado al hecho de que no quiere perderse la educación y el crecimiento de su hijo pequeño, la ha llevado a afirmar que quizá no vuelva a actuar más en directo, resumiéndolo en que “no es lo suyo”. ¿Seguirá en todo caso grabando álbumes, sin poder hacer giras o actuaciones que apoyen su promoción? ¿Será capaz de renunciar, además, a los pingües beneficios de esa parte del negocio?
Sin tener clara aún la respuesta a esas preguntas, estos días ha saltado a los medios una noticia que, quizá, dé una pista de hacia dónde podría reorientar su carrera la portentosa cantante británica. Según asegura el –por otra parte, poco fiable– tabloide británico The Sun, Adele está considerando seriamente aceptar un papel en una nueva versión cinematográfica de ‘Oliver!’, un musical basado en la novela de Charles Dickens ‘Oliver Twist’ que tuvo su primera adaptación al cine en el año 1968, con gran éxito de público y crítica (obtuvo 6 Oscars, incluido el de mejor película). Según The Sun, detrás del proyecto están la productora Working Title y Cameron Mackintosh, que ya trabajaron juntos de cara a la última adaptación al cine de ‘Los Miserables’. El papel que representaría Atkins, según el medio, sería el de Nancy, la bondadosa prostituta que protege a Oliver del vil Fagin.
Aunque un portavoz de la cantante ha eludido responder al citado medio sobre la veracidad de la noticia y no haya, por tanto, confirmación oficial, parece muy razonable pensar en el cine musical como una opción muy real para que Adele reconduzca su carrera sin que su vida familiar se resienta tanto como con un tour mundial de meses, aunque evidentemente requeriría de una preparación especial para su interpretación. Esperaremos atentos para ver si se confirma esta noticia y, después, fantasearemos con qué papeles nos gustaría ver interpretar en la gran pantalla a Adele.
El Festival Autoplacer es uno de los más especiales del país, sobre todo para los amantes del pop underground más ecléctico. En su octava edición, que acaban de anunciar, vuelven a demostrarlos con un cartel bastante abierto y heterogéneo. El nombre más popular del line-up es el de Lidia Damunt, la que fuera parte del trío Hello Cuca, que sigue presentando su estupendo disco del pasado año ‘Telepatía’.
Junto a ella, destaca el nombre del rapero El Coleta, uno de los más personales MCs de la escena que, en su kinki-rap, homenajea y actualiza la estética drogo-delictiva callejera de las películas de Eloy de la Iglesia. En las antípodas de este, Autoplacer también programa nuevos combos de pop acústico pero enérgico como Cosmo K o Tronco, la virulenta energía rock de La Plata –que ya están grabando su debut a las órdenes de Carlos Hernández Nombela (TAB, Los Planetas)–, la electrónica sofocante de HUIAS, el pop global de Kou Keri Kou, la canción de autor de Aaron Rux (conocido por sus colaboraciones con Joe Crepúsculo), el punk oscuro de los granadinos La URSS y, por último, los ganadores de la última edición del concurso de maquetas de Autoplacer, VVV.
Como siempre, Festival Autoplacer se celebra en el Centro de Arte 2 de Mayo de Móstoles, con acceso gratuito. Será el día 21 de octubre, entre las 12:00h y las 24:00h.
Coincidiendo con el que tendría que haber sido el 71º cumpleaños de Freddie Mercury, Entertainment Weekly compartía en las últimas horas de este martes 5 de septiembre la primera instantánea que se conoce de Rami Malek -más conocido como protagonista de ‘Mr Robot‘- caracterizado como el líder de Queen para su biopic ‘Bohemian Rhapsody’.
No hay nada más polémico que una caracterización de este tipo, y si no que se lo pregunten a Zoe Saldaña, pero en este caso el asombroso parecido en esta foto entre Rami y Mercury ha provocado que la red apoye casi de manera unánime -un verdadero milagro- la deriva de este proyecto. Aunque algunas voces sí llaman a la calma, pues aún hay que ver a Malek en acción en la propia película en sí, para empezar porque cantará y en estos momentos está en Abbey Road grabando voces, lo cierto es que hay incluso quien asegura que la nominación al Oscar es posible.
‘Bohemian Rhapsody’ alternará la voz de Rami Malek con la de Freddie Mercury. En cualquier caso, no llegará a los cines hasta finales de 2018, en concreto el día de Navidad, 25 de diciembre. Tratará la vida de Mercury desde 1970 hasta 1985, seis años antes de su muerte, y se ha avisado abiertamente de que no se ahondará en su «lado oscuro» (el artista falleció tras contraer el sida), aunque ese «lado» también será «homenajeado».
Holger Czukay, uno de los cuatro hombres que formaron Can en 1968 en la Alemania occidental, ha muerto a los 79 años. Holger se encargaba del bajo del mítico grupo de krautrock mientras Irmin Schmidt lo hacía de los teclados, Michael Karoli de la guitarra -fallecido en 2001-, y Jaki Liebezeit -fallecido en enero de este año– lo hacía de la batería. Le han encontrado muerto en su estudio en las proximidades de Colonia, donde vivía. La causa de su fallecimiento no se conoce.
Holger Czukay fue miembro de Can desde su fundación en 1968 hasta 1977, participando por tanto en los álbumes clásicos de la banda, como su debut ‘Monster Movie’ o en los seminales ‘Ege Bamyasi’, ‘Tago Mago’ o ‘Future Days’, que junto a la obra de Neu! han sido constantemente citados como influencia en cuanto cualquier artista sonaba muy ligeramente a kraut.
Czukay, quien decidió ahondar en los caminos de la experimentación tras escuchar ‘I Am the Walrus’ de los Beatles en 1967, y descubrir a posteriori a la Velvet y a Frank Zappa, colaboró también en la reunión de Can en 1987, si bien no en las puntuales posteriores. También desarrolló una carrera en solitario, siendo considerado un pionero además de en el krautrock y el rock psicodélico, en el ambient, en la world music y en técnicas de sampling. También ha colaborado con gente como Brian Eno, The Edge, Jah Wobble, David Sylvian de Japan, Eurythmics o U.N.K.L.E. Su disco de estudio más reciente data tan sólo de 2015 y recibía el nombre de ’11 Years Innerspace’.
El mundo entraba en pánico después de que un nuevo teaser de Michael Jackson con el nombre de ‘Scream’ -como el de su hit con Janet Jackson- apareciera en las redes sociales. También algunos seguidores alemanes avistaban carteles de un álbum llamado ‘Scream’ del artista, anunciado para el viernes 29 de septiembre. Algunas voces se alzaban esperanzadas hablando de un nuevo disco póstumo del artista tras la buena aceptación de ‘XSCAPE’. Sin embargo, esto se ha desmentido ya.
Una versión en 3-D del icónico ‘Thriller’ de John Landis se ha presentado en el Festival de Venecia y allí el responsable del legado de Michael Jackson, John Branca, ha aclarado: «Tenemos ‘Thriller’ en 3D y habrá dos anuncios más en el próximo par de semanas». Variety le pregunta si un disco de material inédito es posible, pero él dice que no: «No veo que vayamos a sacar nada más de música inédita durante un tiempo. Pero eso no significa que no vayamos a sacar más lanzamientos interesantes en un futuro cercano».
Finalmente, un día después de saltar la noticia se ha confirmado la edición de ‘Scream’, una «colección de 13 electrizantes clásicos bailables de Michael Jackson entre los que se encuentran Ghosts, Torture, Thriller y Dirty Diana. Además, SCREAM incluye el bonus track “Blood on the Dance Floor X Dangerous”, un mash-up de alto voltaje del reconocido remixer The White Panda que ofrece una experiencia musical totalmente única». El disco sale el 29 de septiembre mientras que el doble vinilo llegará a tiempo para Halloween el 27 de octubre. El Mash-Up se estrena en Shazam y pasará poco después a las plataformas de streaming.
Este será el tracklist según la nota de prensa de Sony:
1. This Place Hotel
2. Thriller
3. Blood On The Dance Floor
4. Somebody’s Watching Me
5. Dirty Diana
6. Torture
7. Leave Me Alone
8. Scream
9. Dangerous
10. Unbreakable
11. Xscape
12. Threatened
13. Ghosts
Bonus Track: Blood On The Dance Floor X Dangerous (The White Panda Mash-Up)
Hola Chica es una banda de Barcelona fundada en 2012 por Alex Guerra (voz y guitarra rítmica) y Lucas Codes (bajo) que, tras dejar atrás el nombre Guesstimate, ampliaron su formación con David Gómez (batería), Víctor Alarcón (sintetizadores) y Victor Tomás (guitarra solista), para consolidar una propuesta que reconoce influencias de Metronomy, Foster The People, Tame Impala o Air. Son las que se respiran en su debut de finales del año pasado ‘Magnetism’, un disco autoeditado de pop rock elegante y sofisticado, de factura impecable y que también invita a pensar en los Wild Beasts más coloridos o los Grizzly Bear más poperos.
El tema estrella de ese disco es ‘Radio Girl’, que ahora es objeto de un videoclip que hoy presumimos de estrenar en exclusiva en JENESAISPOP Y lo de presumir no es una forma de hablar, porque realmente estamos encantados de poder mostrar antes que nadie una pieza visual tan ingeniosa que, ante un presupuesto limitado, hace valer la imaginación del director Jorge Croissier y su equipo.
El clip es un minucioso trabajo de stop-motion que, desde la modestia, ofrece unos resultados visuales extraordinarios, a un nivel que no cuesta comparar con las maravillas de OK Go o con aquel clip de Mochel Gondry para ‘The Hardest Button To Button‘. Jugando con las distintas morfologías, vestuarios e instrumentos de los miembros de la banda –además de “la chica de la radio”, por supuesto–, el grupo y los creativos construyen un puzzle que, de manera increíble, parece no agotarse en ningún momento. Quizá por eso es irremediable no despegar los ojos de la pantalla en sus algo más de cinco minutos de duración, que culminan en un imperdible grand finale. Una gran manera de hacerse hueco en el apretado panorama independiente del país, sin duda.
Hola Chica siguen presentando ‘Magnetism’ por todo el país: el 22 de septiembre están en la sala Taboo de Madrid (filmación de Balcony TV); el día 1 de octubre, en la Sala Underground de Barcelona; el 16 de noviembre, en la Boite de Madrid; y el 1 de diciembre en el Teatre BARTS de Barcelona.
Lana del Rey ha borrado todas sus fotos de Instagram y la mayoría de sus tuits. En Twitter solo han quedado unos mensajes random de promoción de sus discos y en Instagram, la absoluta nada. El movimiento recuerda al realizado por Radiohead y Taylor Swift, o en España Malú, inmediatamente antes de lanzar o anunciar un disco nuevo, pero el problema es que Lana del Rey acaba de lanzar un nuevo álbum, ‘Lust for Life’, hace poco más de un mes y medio, por lo que no tiene sentido.
A la espera de que averigüemos qué sucede, hemos preguntado a algunos de los participantes de nuestro concurrido foro de Lana del Rey a qué creen que se debe esta extraña decisión, en base a la larga lista de rumores, entrevistas, declaraciones y opiniones que han poblado todos estos años este y otros espacios de internet en torno a la artista. Dardo está convencido de que se acerca algo nuevo: «No sé si gordo al nivel de nuevo álbum, porque acaba de sacar uno, pero algún anuncio sí vendrá detrás». Se explica: «Desde mi punto de vista es sencillo. Las redes sociales son una gran forma de promoción en la actualidad, pero el goteo continuo de información se ha convertido en la norma, por lo que la desaparición momentánea de imágenes o presencia en redes es lo que hace saltar la señal de alarma. Al fin y al cabo, dar que hablar es lo que interesa, ¿no?». Por su parte, Jota_87 es más pesimista: «lo único que se me ocurre es que le haya dado un brote depresivo», algo que no comparte Ricbreaker en una misiva en la que se dirige a Lana: «¿Estás depre, tía? ¿Summertime sadness a primeros de septiembre? No cuela (…) Lo más probable es que sea una ventolera por cualquier cosa y seguro que nos terminamos enterando en breves y riéndonos juntis».
BryanPrieto cree que Lana puede haber sido hackeada, aunque algo no cuadra: «La cuenta honeymoon no ha sufrido modificación alguna, además de que de su twitter también han borrado todos los tweets menos los de promoción de discos… lo que sí lleva a pensar que ha sido ella o su equipo. Ahora ya no sabemos si será para anunciar world tour, el vídeo de ‘White Mustang’, el cual será estrenado muy pronto o si tendrá que ver con otra cosa. Después de 1 mes de haber publicado el disco es muy extraño (…) esto nos parecería normal si lo hubiese hecho al principio de una era, no en la mitad de una». Llamarsernesto opina: «De ser un anuncio de algo, ojalá una gira mundial; pero igual no le pasa nada, que con Lana nunca se sabe. De cualquier forma, la modita de borrar todo me da más pereza que interés».
En el propio foro de Lana del Rey AdriEv ha barajado la posibilidad de que Lana anuncie ya el disco de canciones inéditas y filtradas en la red que sus fans le piden a gritos a modo de recopilatorio, aunque Marcos2020 entendió ese disco más como «un regalo de Navidad». En cualquier caso, Bryan Prieto concluye también en ese hilo: «Esta noche actúa en San Francisco, veremos qué tal anda».
Ryuichi Sakamoto ha concedido una entrevista a El Mundo con motivo de la presentación del documental que se presenta en Venecia sobre él (‘Ryuichi Sakamoto: Coda’), y en ella ha hablado sobre un cáncer del que ya se ha recuperado, su admiración por Godard, su relación con la cultura española por la vía de Almodóvar o de David Bowie, con el que trabajó.
Lo más significativo es que el autor de bandas sonoras como ‘El último emperador’, ‘El renacido’ o ‘Tacones lejanos’ reconoce arrepentirse tanto de la banda sonora de ‘Tacones lejanos’ como de su fría relación con Bowie. Sobre Almodóvar, habla de una noche que pasó con Pedro en Madrid: “Estuve toda la noche con él y otros amigos en sitios tan decadentes como los de sus películas. Era joven. No entendía nada. «¿Cuándo duerme esta gente?», me preguntaba. La verdad es que me arrepiento de lo que hice para él. Ahora me doy cuenta de que no conocía suficientemente ni Madrid ni España. Sé que lo que hice no le satisfizo. De hecho, sustituyó mi música por Miles Davis al principio de la película. No me quejo en absoluto. Sé que hizo lo correcto. Ahora lo entiendo. Una vez, después de un concierto posterior que hice en España, me dijo: «Ahora suenas más español que antes””, cuenta entre risas.
En cuanto a Bowie, narra su decepción cuando, tras el rodaje de ‘Feliz Navidad, mister Lawrence’, le vio totalmente cambiado, convertido en una superestrella, en el estreno de la película. Tras narrar una noche que improvisaron un concierto de guitarra y batería en un bar del sur del Pacífico (“Lástima que en aquella época no existieran los teléfonos con cámara”), indica que le recuerda de manera contradictoria: “Durante el rodaje fue un hombre muy terrenal, no se comportó en absoluto como una estrella. Pero después nos reencontramos en Cannes para la presentación de la película y actuó de modo muy distinto. Ahí sí era una superestrella. Para mí fue un shock, no lo pude entender y eso me hizo distanciarme. Ahora me arrepiento de no haber estado más cerca de él”.
En otra entrevista con El Periódico en la que también deja el mismo titular sobre Almodóvar, habla de la cantidad de tiempo que le costó aceptar la muerte de Bowie, lo mucho que le gustó su último disco y su particular opinión sobre él. «Mucha gente dice que el disco está diseñado a modo de testamento, pero no estoy de acuerdo. A mí me transmite optimismo y sensaciones muy positivas».
También habla de su contribución a los reivindicables Yellow Magic Orchestra, aunque su postura es más bien modesta: «Sabíamos que éramos unos adelantados, pero sería arrogante ponerme ninguna medalla. Kraftwerk y Giorgio Moroder sí fueron verdaderos pioneros».
No hay duda que Moby, en los años 90, fue uno de los nombres más influyentes en la electrónica, toda una inyección para un género que no llegaba tan masivamente al público. Sus temas sobre todo instrumentales, otros con sampleos vocales o incluso interpretados por el propio autor, se fueron colando en la cultura musical de la década abriendo un nuevo horizonte a la industria. Un triunfo que vino por una estratégica campaña de videoclips y la cesión de temas para anuncios publicitarios.
‘Porcelain’, utilizando el título de uno de sus mayores éxitos, es la autobiografía del neoyorquino, que llega hasta justo antes de la publicación de ‘Play’. Un trabajo que en 1999 fue todo un referente por la combinación de techno, gospel o house, llevándole no solo a ventas multimillonarias –en unas fechas sin castigo por la crisis- sino también a cosechar buenas críticas. Esto último solo en parte porque la apuesta del sello Mute –Depeche Mode, New Order o Goldfrapp- por contratar a alguien del otro lado del Atlántico apenas consiguió el aprobado en el medio de Chicago Pitchfork (siendo de los pocos albúmes de Moby que lo han logrado: más de uno de sus trabajos ni siquiera ha llegado al tres sobre diez).
A continuación cinco razones por las que estas casi quinientas páginas son imprescindibles:
1. Los encuentros antes de ser archifamoso con David Bowie, Trent Reznor, Nina Hagen o la sacudida inesperada con Madonna, entre otros. Las preferencias de Moby quedan evidentes: unos están más detallados que otros. El de Bowie se hace especial porque no puede disimular su furia de fan.
2. De todos es conocido el afán de Moby por defender los derechos de los animales, su cristianismo o el veganismo extremo, un lastre que en determinadas salidas nocturnas se hace tan pesado como los collares de Margaret Tatcher. En estas memorias conoceremos el origen de todo su ideario. Nada de un ramalazo en una noche de borrachera.
3. Se hace imposible no buscar vídeos en Youtube después de acabar algún capítulo, conociendo de primera mano las circunstancias que lo rodean. Su primera actuación en el programa musical británico ‘Top of the Pops’ es para sangrar por las costuras.
4. No falta, como en toda noche de fiesta que se precie, los instantes para el coqueteo, los filtreos no correspondidos, la caza furtiva de sexo, cómo se acentúan los temores y la soledad en estado ebrio, el romanticismo, los excesos de alcohol y sustancias, el desfase de horarios o aparecer al otro lado del mundo de tu casa.
5. El repaso a la vida nocturna de Nueva York entre los años 1989 y 1997. Aunque los últimos años él no sale tanto, los primeros son un documento pormenorizado de lo que se bailaba, las salas emblemáticas de la ciudad, cómo empiezan o acaban la sesión dj’s que ya empezaban a ser conocidos o ya lo eran, el tipo de público y como este se mezclaba sin tener nada que ver, el funcionamiento de las tiendas especializadas de música, las preferencias a la hora de vestirse o las vueltas a casa después de la juerga. Hay un episodio difícil de olvidar cogiendo el metro con un motón de amigos.
Finalmente, se hace imposible no adjuntar, ante la abrumadora citación de canciones prácticamente olvidadas, una lista con la banda sonora de parte de esos momentos.