Inicio Blog Página 1130

Duffy vuelve… otra vez: escucha su emocionante versión de ‘I Put a Spell On You’

15

duffyYa casi nadie recuerda los tiempos en que Duffy era una de las artistas que más discos vendía en el mundo, pero la galesa fue uno de los productos pop post-Amy Winehouse más lucrativos que se han visto. Fue en 2008 cuando su álbum debut, ‘Rockferry’, se convirtió en uno de los discos más vendidos del año, concretamente en el cuarto, solo por detrás de Coldplay, la misma Amy Winehouse y AC/DC. La cantante galesa se retiró de los escenarios tras el fracaso comercial de su segundo disco, ‘Endlessly’, que ni de lejos logró igualar los números de ‘Rockferry’ y además tampoco recibió grandes críticas.

Esto no significa que la autora de éxitos como ‘Mercy’ o ‘Warwick Avenue’ ha estado parada todo este tiempo: además de haberse convertido en una defensora a ultranza de los derechos de los animales, la cantante ha participado en películas y ha seguido grabando música. A finales de 2015 publicaba dos canciones nuevas, ‘Whole Lot of Love’ y ‘Dear Heart’, para la película ‘Legend’, donde actuaba.

Este miércoles, Duffy ha sorprendido estrenando con una grabación nueva, una versión de ‘I Put a Spell On You’ de Nina Simone que además se presenta en YouTube con la imagen de un disco de vinilo viejo como las que se usan en los audios de canciones viejas del visor de Google. Curioso también el aviso «hecho en Inglaterra». En la interpretación de Duffy de este clásico del soul por supuesto vuelve a brillar su peculiar voz, que contiene un timbre tan especial como emociona sin esfuerzo.

Se desconoce si el estreno de esta canción anticipa el verdadero «comeback» de Duffy que todavía no se ha producido. En los últimos años la cantante no ha dejado de compartir imágenes de ella grabando en el estudio pero no se sabe nada de la continuación de ‘Endlessly’.

Ignatius Farray se quita su camiseta de Wilco (y todo lo demás) en Late Motiv

4

ignatius-farray-wilcoEl programa nocturno de entretenimiento que ofrece el canal de Movistar+ #0, Late Motiv, vivió anoche un momento absolutamente loco. Algo a lo que, a decir verdad, nos tiene más o menos acostumbrados, después de que hayamos visto en él a Manel Navarro reírse de su propio gallo en Eurovisión, a «Carrero Negro», a Las Bistecs customizando un ABC, a Ojete Calor competir en mamarrachismo con “La niña de Shrek” o a The Divine Comedy comerse una pizza y beberse una birra mientras actuaba.

En su última edición, el programa conducido por Andreu Buenafuente tuvo a bien invitar al cómico Ignatius Farray, coincidiendo con el Día de Canarias y aprovechando que el actor es oriundo de Tenerife (“están Caco Senante y las papas arrugás; en medio está él”). El monologuista (que actualmente gira con ‘Las noches de Comedy Central’) y actor teatral atendía a la invitación de El Terrat, productora del programa, ataviado de manera informal, con vaqueros, zapatillas deportivas y una camiseta de Wilco (una con una gallina sobre el logo del grupo de Chicago), de los que ya ha mostrado ser fan (al menos más que de Vetusta Morla).

El caso es que su atuendo era lo de menos, puesto que el colaborador de Muchachada Nui acudía al programa para desnudarse. Y no metafóricamente, precisamente, sino literal. Y así, tras bromear con los tópicos sobre las Islas, meter la pata con el guión (“soy tan inepto”) y explicar una anécdota políticamente incorrecta sobre un gato atropellado, celebró con ese “gesto simbólico por todas las tierras del mundo que se pudieron sentir avasalladas”, igual que “Marlon Brando envió a una india a recoger un Oscar”. Y justo cuando parecía que se despediría en calzoncillos…

Olivia Newton-John vuelve a tener cáncer de mama

4

oliviaOlivia Newton-John ha anunciado que tiene cáncer de mama. Es la segunda vez que la artista ha de combatir esta enfermedad, que ya padeció -y superó- en 1992. Newton-John ha tenido que posponer sus conciertos en Estados Unidos y Canadá en junio para combatir este cáncer y espera poder realizarlos antes de que acabe el año.

La artista había cancelado recientemente los «meet & greet» de sus conciertos en junio por problemas de espalda. Estos problemas finalmente han resultado ser síntomas de este ahora anunciado cáncer de mama «que ha metastatizado hasta el sacro». El sacro es un hueso triangular que se encuentra en la parte inferior de la columna vertebral. Newton-John asegura en el comunicado oficial que tratará este cáncer con terapias naturales así como con un curso intensivo de radiación con fotones.

En 2015, Newton-John se sinceró sobre su primer cáncer: «hizo que diera gracias por cada uno de mis días y que sintiera compasión por otra gente que está pasando por lo mismo. Cuando sufres cáncer te das cuenta de que eres mucho más fuerte de lo que pensabas».

Newton-John se encuentra presentando ‘Liv On’, su disco con Beth Nielsen Chapman y Amy Sky, que se ha compuesto con el objetivo de «curar a través de la música a aquellos en duelo».

Memorable título para el nuevo disco de 2 Chainz: «a las chicas guapas les gusta el trap»

1

2-chainz2 Chainz publica nuevo disco el 16 de junio y su título es de esos que se recuerdan: ‘Pretty Girls Like Trap Music’. A las chicas guapas les gusta el trap. La portada presenta la palabra «TRAP» en grande y el «like» sustituido por un icono de Facebook. El rapero desde luego sabe vender su producto. Y lo sabe vender también porque el primer adelanto es un buen tema de, sí, trap con Travis Scott titulado ‘4AM’.

‘Pretty Girls Like Trap Music’ contiene además colaboraciones de Nicki Minaj, que últimamente no para de colaborar con gente como Katy Perry, DNCE, Jason Derulo o Lil Wayne; Migos, de los que puede decirse lo mismo (acaban de rapear en un single de la misma Katy Perry y además son artistas invitados en ‘Slide’, el nuevo éxito de Calvin Harris con Frank Ocean); Pharrell Williams y Monica. Sí, la amiga de Brandy.

2 Chainz es uno de los raperos más populares actualmente en Estados Unidos: su primer disco fue número uno en el país y estuvo nominado a un Grammy y a él le has oído últimamente por ejemplo en ‘Sacrifices’ de Drake o en ‘No Problem’ de Chance the Rapper. Además sus últimos discos han logrado posiciones de honor en la lista de éxitos americana (‘ColleGrove’ fue top 4; ‘B.O.A.T.S. II: Me Time’ top 3).

‘Pretty Girls Like Trap Music’:

02 Riverdale Rd
03 Good Drank [ft. Gucci Mane & Quavo]
04 4 AM [ft. Travis Scott]
05 Door Swangin
06 Realize [ft. Nicki Minaj]
07 Poor Fool [ft. Swae Lee]
08 Big Amount [ft. Drake]
09 It’s a Vibe [ft. Ty Dolla $ign, Trey Songz, and Jhené Aiko]
10 Rolls Royce Bitch
11 Sleep When U Die
12 Trap Check
13 Blue Cheese [ft. Migos]
14 OG Kush Diet
15 Bailan [ft. Pharrell]
16. Burglar Bars [ft. Monica]

No te pierdas: Broken Social Scene abre los cielos en su precioso nuevo single, ‘Skyline’

2

dbjyshbxcaaq8c1El colectivo de folk-rock canadiense Broken Social Scene publica nuevo disco, ‘Hug of Thunder’, el próximo 7 de julio. El primer adelanto del álbum era una canción titulada ‘Halfway Home’ que recuperaba el lado más enérgico y épico del grupo, y el siguiente tema publicado era ‘Hug of Thunder’, un corte más oscuro y tímido interpretado por la estelar Feist, integrante original de Broken Social Scene y autora este año de un notable disco en solitario.

El tercer adelanto de ‘Hug of Thunder’ se estrena hoy y es probablemente el mejor de los tres: ‘Skyline’ aspira efectivamente al cielo y más allá gracias a unas melodías grandes y celestiales que recuerdan a los mejores Fleet Foxes. Una canción preciosa que confirma a Broken Social Scene en una forma espectacular siete añazos después de la edición de su último disco.

«Hug Of Thunder tiene todo lo que los fans de Broken Social Scene aman del colectivo canadiense», cuenta la nota de prensa, «un álbum cargado de melodías vocales, de arreglos muy cuidados, y de un gusto delicioso sobre las armonías; un disco que entiende por igual la épica y el intimísimo, y que continúa con esa carga simbólica de esperanza que la banda imprime en todas sus canciones desde que comenzase hace ya casi 20 años. Cada una de las doce pistas de Hug of Thunder es diferente y tiene un concepto propio muy marcado, sin embargo adquiere un significado total con el álbum completo. Un regreso por todo lo alto para una banda necesaria».

Urban Outfitters retira el disco de Halsey tras colocarlo en tienda varios días antes por error

1

halsey-hopeless-fountain-kingdomEl nuevo disco de Halsey, ‘hopeless fountain kingdom’, sale este viernes 2 de junio, sin embargo una conocida tienda de ropa… y discos ya ha empezado a vender copias del mismo, aparentemente por error. Urban Outfitters ha colocado su edición exclusiva de vinilos de ‘hopeless fountain kingdom’ en tiendas dos días antes de su lanzamiento oficial y a sus fans no les ha gustado nada el descuido.

No es la primera vez que Urban Outfitters se adelanta a la venta de un disco de Halsey: en 2015 distribuyó varias copias de ‘Badlands’ por error tres semanas antes y colocó copias del disco en sus tiendas tres días antes de su lanzamiento oficial. En su momento Halsey tuiteó cabreada: «Urban Outfitters, enviáis copias de mi disco con dos semanas de antelación y ahora lo vendéis tres días antes, ¿qué tipo de empresa sois vosotros?» Aunque la pregunta más bien sería por qué Halsey ha seguido colaborando con Urban Outfitters después de aquello.

Una fan de Halsey en Chicago ha tenido que publicar una fotografía del vinilo de ‘hopeless fountain kingdom’ que se está vendiendo en Urban Outfitters para que el sello de la cantante, Astralweeks, se entere de que esto ha estado sucediendo. De hecho tras sus tuits la tienda ha dejado de vender copias del disco, tal y como informa esta misma usuaria.

Tronco aparecen entre los virales de Spotify y dedican canción a un hater

3

troncoTronco, el dúo formado por los hermanos Herrero, autor del entretenido y divertido a la par que emocionante ‘Abducida por formar una pareja‘, tiene novedades. El grupo, que acumula 12.000 escuchas en un mes para el tema homónimo que abre este debut y nuestra playlist con los mejores temas del mes, aparece ahora también entre los virales de Spotify España. Su single ‘Pez en bicicleta’ aparece en el puesto 18 de esta lista que mide las canciones más compartidas de esta plataforma, más o menos igualado en esta tabla a los últimos temas de Katy Perry o Selena Gomez. Foto: Gabri Guerrero.

Por otro lado, el dúo es noticia por haber compartido a través de Youtube una canción para su hater, que tiene nombre y apellidos, como han desvelado en Facebook. La letra dice cosas como: «Te confesamos que te hemos stalkeado / y nos caes bastante guay / nos gusta tu melena / y tus camisetas negras / es una pena que no nos veas igual / Te confesamos que si hay una sola cosa / que nos tira para atrás / es tu profunda masculinidad / pero sabemos que cada uno es como es y te queremos tal cual».

Finalmente, Tronco han concedido sendas entrevistas a El Mundo y Shook Down, en las que cuentan cosas interesantes sobre la carrera de ilustradora de ella o recalcan su feminismo. En la segunda recuerdan que se presentaron a Autoplacer, el concurso de maquetas del CA2M de Móstoles (pese a ser catalanes, Conxita estudió Bellas Artes en Madrid) y no ganaron, pero gracias a la mención especial que les otorgaron, les contactaron de Elefant Records… cuando todavía ni siquiera sabían qué era el sello.

En El Mundo dan detalles de las letras del disco, explicando el tono oscuro de algunas de ellas: «‘Ni una gota de luz’ y ‘Urna de cristal’ van sobre un amigo que se suicidó hace tres años. Parecía que yo estaba muy enamorada de él, pero no. Era él quien estaba por mí. Discutimos porque le dije que no, se quedó muy triste y se mató el día siguiente, sin opción de volver a hablar con él. Me quedé tan triste, que exploté. Y me puse a hacer fanzines como una loca como terapia», revela, mientras detalla también las historias de ‘Pez en bicicleta’, ‘El helecho’ o ‘Bienaventurado desconocido’, que son muy parecidas a la manera en que las imaginabas.

Este 3 de junio, Tronco actúan dentro del espacio Minimúsica, en Primavera Sound, aunque no podrán quedarse a todo el festival porque Fermín tiene la Selectividad.

Bonjour, les copains! (5): Agnes Obel, Haim, Sylvan Esso, Elena Setién, Miley Cyrus…

0

elena-setienNos han robado la mitad de las estaciones y ya no hay primavera. Pasamos del invierno al verano como quien cambia de marca de champú. No hay tiempo para reaccionar. Todo se mueve veloz en el carrusel de estos tiempos. Los amores, las modas, los singles. Adaptarse en tiempo récord es obligatorio. De la bufanda al abanico no hay más que un puñado de canciones. Mientras, lidiamos con la terrible idea de morir cuando no toca. Luchamos por lo nuestro y por los nuestros. Agotamos la vida intentado toda suerte de dignidad.

Nos han robado la primavera. Y ahora solo pienso en piscinas. Y en irme de festival.

Y así se han ido uniendo las canciones a esta lista, sugiriéndome chapuzones en el mar, fiestas con mojitos y lágrimas rebeldes ante puestas de sol irrepetibles. Empezando por los arpegios de ‘Come as You Care’ de Mow, el proyecto de Gabriela Casero, que se ha hecho con un merecido hueco en este 2017, y terminando con el dramón pop de ‘La llamada’ de Papá Topo junto a Zaida Carmona, os presento un recorrido por la melancolía y las ganas de fiesta -casi a partes iguales- a través de los temas que más me han emocionado a lo largo de este mes.

Cintia Lund, uno de los últimos fichajes de Subterfuge, acaba de publicar su álbum debut, ‘New York Anthem’, que presenta en directo hoy 30 de mayo en la sala Costello de Madrid. Seguiremos su actividad de cerca después de degustar ‘Red Velvet’ como adelanto del disco. Otra artista a seguir de cerca es la donostiarra Elena Setién, que este año presentó el emotivo ‘Dreaming of Earthly Things’, un pop acústico con arreglos de cuerda espectaculares que estoy deseando ver en directo este verano. Tiene confirmadas actuaciones en el Vida Festival de Vilanova i la Geltrú y en el Jazzaldia de Donosti.

Que no falten los clásicos. Y entre mis clásicos siempre estarán Dolores O’Riordan y Debbie Harry, que en las últimas semanas nos han traído nuevos trabajos con sus respectivas bandas. The Cranberries lanzó ‘Something Else’ a finales del pasado mes incluyendo versiones acústicas de sus mayores éxitos y algún tema nuevo como el destacable ‘Why’ que guarda fidelidad al estilo de los irlandeses y no he podido dejar de escuchar estos días. Por otro lado, Blondie presenta ‘Pollinator’, un encuentro de lo mejor de los Blondie de los 70 con el indie electrónico de nuestros días. Y así se demuestra en ‘Long Time’ que, por lo pronto, es el tema al que más escuchas le he dado de todo el álbum.

No me he olvidado de lo nuevo de Haim. Tras las opiniones encontradas ante ‘Right Now’, uno de los singles adelanto de su nuevo trabajo, afortunadamente llega ‘Want You Back’ que se convierte en todo un hit instantáneo que no hace sino hacer crecer las ganas de más del trío de Los Ángeles. After Laughter’, lo nuevo de Paramore (y su transformación al pop luminoso), nos deja temas que valen mucho la pena como ‘Hard Times’. Lo mismo me ha ocurrido con Sylvan Esso, el dúo de Carolina del Norte compuesto por Amelia Meath y Nick Sanborn, cuya asistencia ha sido confirmada hace unos días. Su nuevo disco, ‘What Now’, tiene temas adictivos como ‘Die Young’. Y hablando de temas adictivos, nunca fui muy seguidora de las empresas de Miley Cyrus, pero tengo que reconocer que ‘Malibu’, su último single, me tiene atrapada de pies a cabeza. Si esta es la nueva Cyrus, ¿donde se firma para una hacerse fan?

En el lado más espiritual nos reencontramos con la danesa Agnes Obel, que publicó el pasado año su tercer largo, ‘Citizen of Glass’. Ahora, con motivo de su gira europea reedita ‘Stretch your eyes’ y una versión instrumental de ‘Mary’, las dos incluidas en el citado álbum en sus formatos originales. En junio actuará en España, el día 22 en la sala Barts de Barcelona y el 23 el La Riviera de Madrid. Beach House anuncia disco de rarezas y presenta ‘Chariot’, uno de los temas inéditos de la colección. Tal vez no sea una de esas canciones que conquistan a la primera, pero bien merece una oportunidad, que ya sabemos que el dream pop se va pegando poco a poco a las vísceras y luego no hay quien lo saque de las playlists.

Hace unos días teníamos noticias del regreso de Fitness Forever de la mano de Elefant Records. El proyecto de Carlos Valderrama vuelve con ‘Tonight’, un tema que puede recordar a un Guille Milkyway emparentado con el latin disco setentero de Santa Esmeralda, aunque por aquí hablaban de influencias directas de Jamiroquai que, oye, también. Otra de las novedades del sello Subterfuge es Druso, un proyecto de un joven gallego que recuerda a los Byrds y al pop-folk de autores norteamericanos de finales de los años 60. ‘Passing Breeze’ es uno de los temas del 7” que acaba de publicar, ‘Being Broke as A New Trend’.

También os cuento que no he podido resistirme a lo nuevo de Black Lips, ‘Satan’s Graffiti or God’s Art?’. Podía haber elegido cualquiera de los cortes garajeros del disco, pero me quedo con ‘Crystal Night’ para esta playlist por razones obvias, melodía pastelosa con guitarra desenfadada a lo Adam Green o Sonny & The Sunsets.

Para finalizar -que esto ya me va quedando largo- no quería dejar de hablaros de Snooze, banda dream y synth-pop catalana, que acaba de publicar un disquito muy majo, titulado ‘Land’, con bien de “sintes”, autotune y melodías excitantes y pegajosas. Toda una sorpresa. Y sin alejarnos mucho del estilo de Snooze, me he encontrado con lo nuevo de Day Wave, el proyecto del californiano Jackson Phillips, que presenta ‘The Days We Had’. Me quedo para la lista con ‘Untitled’ pero no os perdáis el vídeo, con revival ochentero, para ‘Something Here’.

‘Come as You Care’ – Mow
‘Red Velvet’ – Cintia Lund
‘Want You Back’ – Haim
‘Why’ – The Cranberries
‘Long Time’ – Blondie
‘Hard Times’ – Paramore
‘Die Young’ – Sylvan Esso
‘Untitled’ – Day Wave
‘Tonight’ – Fitness Forever feat. Kidsaredead
‘Passing Breeze’ – Druso
‘Malibu’ – Miley Cyrus
‘Dream and Nightmare’ – Elena Setién
‘Stretch Your Eyes’ – Agnes Obel
‘Chariot’ – Beach House
‘We Won’t Break It All’ – Snooze
‘Crystal Night’ – Black Lips
‘La llamada’ – Papá Topo con Zaida Carmona

Lista en Deezer:


Lista en Spotify:

El Niño Gusano, hoy protagonistas de ‘Ruleta de la Suerte’

2

ninyo-gusano‘Ruleta de la Suerte’, el concurso que Antena 3 emite diariamente a las 12.45, ha dejado hoy una sorpresa que no ha pasado desapercibida para los seguidores del underground español de los años 90. El panel que había de resolverse tras la pista llamada abiertamente «El Niño Gusano» era una frase de un conocido tema de estos. La frase era adivinada muy in extremis por uno de los concursantes. A continuación, la banda del programa interpretaba un fragmento de la susodicha canción, ‘Creo que te voy a dejar (bueno, no sé)’. El presentador Jorge Fernández bromeaba sobre el paréntesis del nombre de este corte y sobre su letra.

‘Creo que te voy a dejar (bueno, no sé)’ era incluida en ‘El efecto lupa’, el segundo disco de la banda, que El Niño Gusano editaban en 1996. El álbum, publicado a medias entre Grabaciones en el Mar y BMG en pleno matrimonio de indie con multinacionales, también traía ‘Pon tu mente al sol’, la que es la canción más escuchada de este grupo del añorado Sergio Algora en las redes de streaming a día de hoy.

El vídeo del momento «Ruleta de la suerte» se está viralizando en Facebook captado por un usuario y acaba de ser subido en su totalidad y en calidad óptima a la web de Antena 3. La parte de El Niño Gusano puede ser vista a partir del minuto 2, al poco tiempo de empezar.

Anímic / Skin

2

animic-skinAnímic se han tirado a la piscina de los discos audiovisuales con una obra de 8 temas acompañados de 8 videoclips disponibles en las plataformas de streaming, tratando algunos de los problemas sociales que nos rodean. Y esta no es la principal novedad que han presentado este año los autores de la espeluznante ‘Trenco una branca‘: ‘Skin’ es el disco más electrónico que han firmado los catalanes y además Ferran Palau ha pasado a un segundo plano dejando que Louise Sansom sea ahora quien ejerza la labor de voz principal.

Después de centrar ‘Hannibal‘ en la violencia y la guerra, ha sido precisamente idea de Louise hacer un álbum en torno al tema de «la piel, el hierro y la deshumanización que estamos experimentando con los móviles y todo lo demás». Algo muy evidente sobre todo en el vídeo que han preparado sobre ‘Slave’, un tema que en imágenes habla de la «esclavitud» de las redes sociales y que en su texto también presenta un futuro apocalíptico («Nuestros hijos crecerán en la desmemoria / Y sus súplicas nunca serán escuchadas»).

La mencionada ‘Slave’ presenta un fondo musical un tanto Björk en ‘Hunter’ y la inspiración ‘Homogenic’ y de «humano contra máquina» podría salpicar también la letra del tema inicial ‘Gem’ (“no puedo ofrecerte mucho, excepto amor”, “pensamos que tendríamos más tiempo pero ahora he entendido que hoy es el día para el amor y mañana será otro día”). Eso sí, este álbum no es, pese a algún resquicio de luz, sino completamente sombrío. Hasta el punto de que sorprende que no todos los vídeos que han rodado sean en blanco y negro.

Con la excepción de ‘Hidden‘, que puede acercarse a los territorios de Chris Isaak, ‘Skin’ se envuelve de una electrónica gélida que, no obstante, a veces parece más un buen disco de Najwa que un disco genial de Fever Ray, una referencia aparentemente en la inquietante ‘Silence‘. Así, por ejemplo, la base medio dubstep de ‘TV’ es algo que podría haber pensado un grupo del tipo Chase & Status… hace un par de años.

Sin embargo, hay que elogiar la evolución de una banda que en otras ocasiones ha sonado abiertamente folk: aquí no queda casi rastro de ello y ese fondo electrónico sí es adecuado para el retrato desolado del mundo que han querido hacer Anímic. La pesadumbre de la situación social impregna ‘TV’, que parece una canción sobre los refugiados («Mi pecho se contrae y se tensa viendo esa eterna cola / de personas dejadas a su meced, deambulando en tierra de nadie»), y cuyo vídeo parece una crítica a nuestra ceguera ante los mismos. La misma línea parecen seguir ‘Glass’ («Les exiliamos de la memoria humana / Les denegamos su humanidad») e ‘Inhuman’, con la misma temática sobre nuestra falta de humanidad. El disco se cierra con una canción con y sobre ballenas, bajo la premisa de que ellas «nos cantan» para avisarnos de los peligros. Teniendo en cuenta que ‘Glass’ habla y con razón «de la indiferencia del hombre hacia su especie«, lo mejor será fiarse de ellas.

Anímic actúan este miércoles 31 de mayo en Primavera Sound. Después les esperan Vida Festival, Sónar o Bilbao BBK Live.

Calificación: 7/10
Lo mejor: ‘Glass’, ‘TV’, ‘Silence’
Te gustará si te gustan: Fever Ray, Depeche Mode, Najwa, Burial
Escúchalo: Spotify

Llega ‘Jagged Little Pill’, el musical, con guión de Diablo Cody de ‘Juno’

4

alanis-ironicAlanis Morissette ha sido noticia últimamente por haber sido timada por uno de sus mánagers, quien ha sido condenado a 6 años de cárcel (cumplirá finalmente 3 años más otros 3 de libertad vigilada) tras apropiarse de 5 millones de dólares de ella y otros artistas. Pero ahora lo es también por el anuncio oficial del musical de ‘Jagged Little Pill’, su primer álbum internacional, uno de los discos más vendidos de la historia al haber sobrepasado los 30 millones de copias.

Se espera que el musical se estrene en mayo de 2018 en Cambridge ( Massachusetts) y el guión correrá a cargo de Diablo Cody, conocida por el guión de ‘Juno‘, una de las películas más emblemáticas del cine indie de los últimos años, además con una destacada selección musical que rescató del anonimato a Moldy Peaches. Diane Paulus dirigirá y Tom Kitt se encargará de los arreglos musicales y de orquesta.

Alanis ha publicado un comunicado en el que denomina el proyecto como «su sueño de musical hecho realidad» y habla de la «buena química» entre los involucrados y el «honor» que supone «bucear en estas canciones de nuevo, rodeada de todo este talento». «Diablo y Diane ya están llevando estas canciones tan personales que son parte de la médula ósea de mi alma a otro nivel de esperanza, libertad y complejidad».

‘Jagged Little Pill’ se distribuyó en CD en su momento con un libreto de letras traducidas a varias idiomas, lo que permitió que toda la población que no habla inglés pudiera acceder a sus historias de rabia y celos contra el amante que te engaña (‘You Oughta Know’), superación (‘You Learn’, ‘Hand In My Pocket’) o amistad (‘Mary Jane’). Veremos cómo las integra Diablo Cody.

El fantasma del bullying sobrevuela lo nuevo de Benjamin Clementine

3

benjamin-clementine-phantoma-aleppovilleAl fin el británico Benjamin Clementine presenta nueva música tras publicar en 2014 ‘At Least For Now‘, un disco de debut que maravilló a la crítica (ganó el prestigioso premio Mercury en 2015) y también a un público que encontró en su singularidad vocal, a medio camino entre Jeff Buckley y Nina Simone, y su teatralidad un auténtico imán que cada vez atraía a un número mayor de gente. Tras reactivarse semanas atrás con una colaboración con Gorillaz (‘Hallelujah Money‘, una de las canciones incluidas en su nuevo disco ‘Humanz’), hoy por fin Clementine muestra el que será el primer single de su segundo álbum de estudio.

La canción se llama ‘Phantom of Aleppoville’ y sorprende por unos arreglos muy ricos, algo inspirados en el sonido Canterbury (atención al uso del estéreo en los curiosos coros), y una estructura en constante mutación. Clementine explica que escribió este tema inspirado por las obras del psicoanalista Donald Winicott, «que escribía sobre niños que habían vivido situaciones de bullying tanto en casa como en el colegio. Aunque las situaciones son tremendamente distintas, encontró patrones entre los traumas generados por estos malos tratos con los de niños desplazados por la guerra. Clementine encontró en esto similitudes con su propia infancia. Eligió el título – “la pequeña ciudad de Aleppo”- para simbolizar un lugar donde los niños encuentran este trato. En palabras de Clementine “Aleppovile es un lugar donde muchos, si no todos, sufren bullying pero donde nadie entiende y ve porque: Fantasma (Phantom)”.

Tan desconcertante como esta frase de Clementine es su, por otra parte cuidado videoclip, obra de Craig McDean y Masha Vasyukova, el mismo tándem que ya dirigiera para él ‘I Won’t Complain’. Él mismo lo protagoniza, moviéndose como un fantasma en una vieja mansión en la que unos niños aparentemente inocentes corretean, acosados por unos seres de apariencia malévola… hasta que deciden que deben plantar cara. Una exquisita, aunque quizá demasiado arty, obra visual para este single.

Antes de publicar su nuevo álbum, Benjamin Clementine realizará una gira durante el verano que le llevará a plazas del renombre del London Brixton Academy, el Carnegie Hall de Nueva York. También estará en nuestro país: será en Cruïlla Festival de Barcelona, el día 8 de julio.

OMD demuestran el buen envejecer de su synthpop clásico

8

omd-2017Hace un par de semanas Orchestral Manoeuvres in the Dark, OMD para abreviar, anunciaron la continuación del álbum que publicaron en 2013, ‘English Electric’. Se titula ‘The Punishment of Luxury’, un disco en el que dicen combinar “la anhelante nostalgia y el romance idealizado” de sus trabajos previos con una salida de su zona de confort. Ha sido enteramente escrito, interpretado y producido por Andy McCluskey y Paul Humphreys y verá la luz el día 1 de septiembre.

Tras darnos a conocer ‘La Mitrailleuse’ mediante un vídeo animado de Henning M. Lederer que mostraba escenas inspiradas en la I Guerra Mundial y la Revolución Industrial, hoy el dúo británico presenta otro nuevo extracto del álbum, una ‘Isotype’ que de forma evidente se inspira en los Kraftwerk más clásicos, combinándolos con ese romanticismo al que ellos mismos aluden y que imprimen en sus melodías vocales.

OMD regresaron a la actividad discográfica en 2010 con el notable ‘History of Modern’, reivindicando una estética que muchos grupos posteriores han copiado. En 2013 publicarían el antes citado ‘English Electric’, ya solo con Andy y Paul a los mandos de la nave. Recordemos que, justo hace ahora dos años, ofrecían un gran concierto en la jornada inaugural de Primavera Sound, demostrando que su repertorio es mucho más que ‘Enola Gay’.

‘The Punishment Of Luxury’
1. The Punishment of Luxury
2. Isotype
3. Robot Man
4. What Have We Done
5. Precision & Decay
6. As We Open, So We Close
7. Art Eats Art
8. Kiss Kiss Kiss Bang Bang Bang
9. One More Time
10. La Mitrailleuse
11. Ghost Star
12.The View From Here

‘Liar Liar Ge2017’, un himno anti-Theresa May, cerca de ser número 1 en UK

2

liar-liar-theresa-mayEl próximo 8 de junio Reino Unido celebra sus primeras elecciones generales tras el “sí” de sus ciudadanos a la salida de la Unión Europea, el llamado Brexit. Semanas atrás, las encuestas eran favorables al Partido Conservador de la Primera Ministra, Theresa May. Sin embargo, a medida que avanza la campaña electoral, el Partido Laborista, encabezado por el progresista Jeremy Corbyn, está recortando distancias. Y es que parece que May, que recordemos llegó al 8 de Downing Street tras la dimisión de David Cameron post-Brexit, no parece suscitar demasiadas simpatías en buena parte del electorado.

Una prueba de ello la encontramos, curiosamente, en la lista de canciones más vendidas de iTunes en Reino Unido en la última semana. Sólo por detrás de la hoy por hoy invencible ‘Despacito’ de Luis Fonsi feat. Daddy Yankee & Justin Bieber (sí, ellos también), la canción más vendida allí en la tienda de música online de Apple no es ni de Liam Payne, ni siquiera de Ariana Grande. Se trata de ‘Liar Liar Ge2017’ de Captain Ska, un proyecto inspirado en la tradición jamaicana y formado por músicos de sesión de la escena londinense.

‘Liar Liar’ ni siquiera es una canción nueva, sino que se trata de un remix de la original que ellos mismos publicaron en el año 2010. Su vídeo, que acumula en pocos días más de medio millón de visitas, comienza señalando los 3,7 millones de niños que viven en riesgo de pobreza en Reino Unido y destaca imágenes y discursos de May mientras entona líneas como “todos sabemos que a los políticos les gusta contar mentiras; grandes, pequeñas, jugarretas; Diciendo que son fuertes y estables, que no se escinderán; Y aún nos lo creemos” o “no puedes confiar en ella, no, no, no”. Veremos si el éxito de Captain Ska sigue marcando la tendencia de las encuestas de intención de voto en las próximas semanas… o no.

Estrenamos el teaser del vídeo de ‘El Golpe’ de Amateur

0

amateur-viniloAmateur, el nuevo proyecto de Mikel Aguirre de La Buena Vida, junto a Iñaki de Lucas y Cheli Ortiz de Lanzagorta, ha editado su nuevo EP digital esta semana, compuesto por 4 canciones de las cuales solo la que le da nombre, ‘El golpe’, estará incluida en su próximo álbum, si bien merece mucho la pena escuchar las otras tres, en especial ‘En aquel entonces’ y ‘Atardecer #74’.

JENESAISPOP presentará a finales de esta semana el vídeo de ‘El golpe’, pero de momento os avanzamos el teaser, en el que se dejan caer algunos de sus elementos clave: un libro sobre carreras de caballos (en sintonía con la portada del EP), unos prismáticos, una foto, un 7″, un reloj, un fajo de billetes de 50 euros, una foto… Hasta que llegue el momento de averiguar cómo casan todos estos elementos os invitamos a seguir el Instagram, Facebook y Twitter de Amateur. Os recordamos que Amateur estarán actuando en Kutxa Kultur Festibala el próximo mes de septiembre, cuando editarán también su disco llamado irónicamente ‘Debut’. Distribuirá Sony.

Daniel Lopatin (Oneohtrix Point Never, ANOHNI) gana el premio a mejor BSO en Cannes 2017

0

good-timeSegún informa Music As Usual, su distribuidor en España, Daniel Lopatin, el músico tras el pseudónimo Oneohtrix Point Never y también conocidos por sus trabajos de producción en los últimos discos de ANOHNI, ha sido galardonado con el premio a la mejor banda sonora original en el Festival de Cannes 2017 por su trabajo para la película ‘Good Time’, de Josh y Benny Safdie, que cuenta con Robert Pattinson y Jennifer Jason Leigh como protagonistas. En su música, Lopatin ha contado con la voz de Iggy Pop en el tema ‘The Pure and The Damned’, que suena en el tráiler del film.

“Lopatin y los hermanos Safdie empezaron a colaborar estrechamente gracias a su pasión compartida por la música y las películas de serie B, y su nivel de simbiosis entre imagen y sonido alcanza una profundidad sorprendente en esta película”, dice la nota de prensa. Este thriller se estrenará en España el próximo mes de agosto.

El Festival de Cannes cerraba su edición 2017 este domingo, con el jurado presidido por Pedro Almodóvar anunciando un palmarés que otorgaba la Palma de Oro a la mejor película a la sueca ‘The Square’, de Ruben Ostlund. Otros premios destacados han sido el Gran Premio del Jurado a ‘BPM (120 battments par minute)’ de Robin Campillo o los de Sofia Coppola, mejor dirección por ‘La seducción’, Diane Kruger por ‘In The Fade’ y Joaquin Phoenix por su papel en ‘You Were Never Really Here’. Una edición en la que, además, se ha vivido cierta polémica por las manifestaciones del director manchego en contra de la participación en la sección a concurso de las películas producidas para televisión por Netflix.

Sexy Zebras lanzan vídeo semi-animado para su “balada” ‘Quiero follar contigo’

2

sexy-zebras-2017Hace unas semanas incluíamos en nuestra playlist Ready for the Weekend el nuevo single del trío de rock garajero y quinqui Sexy Zebras, una ‘Quiero follar contigo’ que sorprendía, más allá de su título, por el tono emotivo y su ritmo reposado, lo más próximo a una balada que el grupo madrileño haya hecho nunca. La canción, que a tenor de sus escuchas en Spotify lleva camino de convertirse en una de las más celebradas de la banda, tiene desde hoy un vídeo oficial.

Se trata de una pieza visual creada y protagonizada por los tres miembros de la banda, una «historia basada en hecho reales» en la que se mezclan imágenes reales de Jose, Gabriel y Samuel con animación, conduciendo un coche imaginario a través de un road-trip en el que el tormento sentimental de pasar largas temporadas fuera de casa a causa de las giras les transporta a una dimensión imaginaria.

‘Quiero follar contigo’ no supone un cambio de estilo del grupo sino un nuevo registro, porque su anterior single, ‘Yeah’, reincide en los patrones más sucios y ruidosos típicos en los autores de ‘Hola, somos los putos Sexy Zebras’. Ambos forman parte de su tercer largo de estudio, titulado coquetamente ‘La polla’ y que verá la luz tan pronto como este viernes, día 2 de mayo. Este verano, tras una extensa gira por México en el mes de junio, presentarán estas nuevas canciones y recuperarán hits como ‘Visitantes’, ‘Búfalo blanco’ o ‘Hijo de puta‘ en festivales como Mad Cool, Arenal Sound o Sonorama Ribera.

Noel Gallagher publicará su nuevo disco poco después del debut de Liam

3

noel-u2Ayer Noel Gallagher, el célebre compositor y guitarrista de la banda Oasis, celebró su 50 cumpleaños. Para conmemorarlo, acudió a la emisora de radio Radio X para ofrecer una entrevista exclusiva y pinchar con él las mejores canciones de su carrera según los fans de la emisora.

En dicha entrevista, según Vulture, Noel anunció que su nuevo disco tras ‘Chasing Yesterday‘ (junto a su banda High Flying Birds) “está terminado, incluso masterizado, listo”, asegurando que la fecha de edición será el próximo 9 de noviembre. Quizá sea un farol (es raro que anuncie así, de repente, una fecha tan concreta), pero aunque sea así seguro que no hará mucha gracia a su hermano Liam, puesto que hace unos días este anunciaba que su primer disco en solitario verá la luz en el mes de octubre, por lo que serían inevitables las comparaciones entre ambos hermanos. El pequeño de los de Manchester, en todo caso, cuenta con ventaja en lo que a su gira se refiere, puesto que ya cuenta con numerosas fechas cerradas en toda Europa que incluyen las próximas ediciones de FIB y DCODE, en nuestro país.

Liam, en todo caso, felicitó a su hermano en Twitter a pesar de las rencillas que siguen teniendo. No acudió, en cambio, a la sonada fiesta de cumpleaños que Noel ofreció el pasado sábado en su casa de Manchester, bajo la temática ‘Narcos’. En ella estuvieron, como se puede comprobar en Twitter e Instagram, Bono, Madonna, Damon Albarn, Michael Fassbender o Alicia Vikander, entre otros.

El día que David Bowie salió del armario, en ‘Como un golpe de rayo’

27

portadaglam_altaLa editorial Caja Negra publica el libro ‘Como un golpe de rayo’, sobre “el glam y su legado, de los setenta al siglo XXI”. Ha sido escrito por Simon Reynolds, curtido desde 1986 en el ya extinto Melody Maker y autor de libros como ‘Retromanía: la adicción del pop a su propio pasado’, ‘Después del rock (psicodelia, postpunk, electrónica y otras revoluciones inconclusas)’ y ‘Postpunk: romper todo y empezar de nuevo’. Analiza de qué manera el glam supuso una ruptura con los valores propios del rock hippie de finales de los años sesenta, a través de gente como David Bowie, Lou Reed, Alice Cooper, Roxy Music, New York Dolls y T.Rex. Plantea que el pop, “antes que un reflejo de la realidad es una vía de escape a través de la fantasía y el fanatismo”.

Se analiza la influencia del arte del siglo XIX y el warholismo en estos artistas y su proyección en “figuras como Prince, Madonna, Marilyn Manson, Lady Gaga y Beyoncé”. Hoy JENESAISPOP publica en colaboración con Caja Negra el fragmento sobre la llamada “salida del armario” de David Bowie, quien como todos sabemos terminó viviendo una plácida vida heterosexual junto a su esposa Iman, con la que se casó en 1992 (antes estuvo casado con Mary Angela Barnett, madre de Duncan Jones), ¿pero cómo fueron aquellos años de ambigüedad tras el lanzamiento de ‘Hunky Dory’? Puedes leerlo bajo estas líneas:

«Si bien Hunky Dory era el disco más interesante que Bowie hubiera hecho hasta el momento, y de hecho ha llegado a convertirse en uno de sus trabajos más entrañables, fue recibido de manera silenciosa y cortés en diciembre de 1971, lo que hizo aún más evidente la necesidad de dar un urgente golpe publicitario. Por ello, a principios de 1972, David decidió ser gay. Muy públicamente gay.

Es verdad que había dado ya algunos pasos tentativos hacia su salida del armario. En 1970, había concedido a la revista gay Jeremy una entrevista que lo presentaba como alguien “de nuestro lado”, pero sin publicar nada similar a una declaración taxativa acerca de su orientación sexual. Un perfil suyo publicado por Rolling Stone en abril de 1971 se acercó un poco más: el artículo terminaba con Bowie indicando de manera insinuante al periodista John Mendelsohn “dile a tus lectores que todas las ideas que tienen acerca de mí se les van a aclarar cuando comience a recibir publicidad negativa, luego de que me encuentren en la cama con el marido de Rachel Welch”. En el mismo artículo, Mendelsohn contaba además que, cuando Bowie había ido como invitado a la estación de radio ksan-fm de San Francisco, había informado “ante un dj incrédulo, que su último disco era […] una colección de recuerdos acerca de sus experiencias como travesti de cabeza rapada”. Sin embargo, todo esto no eran más que comentarios provocadores, bromas, en los que prácticamente nadie parecía reparar. Entonces Bowie dirigió sus cañones al medio en el que su anuncio pudiera causar el mayor estruendo: Melody Maker.

Una fotografía de Bowie, esbelto y espléndido, agraciaba la portada del 22 de enero de 1972, con un titular que lo describía como “la figura más loca del rock: un amante confeso de la ropa afeminada”. En el interior, la entrevista iba acompañada de otra foto y el titular “Oh You Pretty Thing” [Oh, tú, cosa bonita]. El párrafo que Watts escribió a modo de introducción exhibe una juguetona parodia del embelesamiento libidinal con alguien del mismo sexo.

Aunque ya no llevara una bata de seda recién sacada de los escaparates de Liberty, y su largo cabello rubio no cayera más allá de sus hombros, David Bowie se veía mmmm… delicioso. Enfundado en un elegante traje estampado, de piernas ajustadas, la camisa desabotonada revelaba una buena amplitud de su pálido torso.

Llevaba los pantalones arremangados hasta las pantorrillas, para presumir de un par de altas botas de plástico rojas con suelas de goma de al menos ocho centímetros de espesor, y su cabello había sido modelado de forma tan impecable por la gente de Vidal Sasoon que inspiraba a contener la respiración por temor al daño que pudiera provocar la menor brisa. Hubiera deseado que estuvieran allí para vardarlo; es tan genial.

Nunca antes se había leído tan franco deleite de un hombre por otro entre las páginas de los serios y muy heterosexuales periódicos de música, en los que los críticos privilegiaban el análisis de la música y las problemáticas sociales, antes que banalidades como el aspecto físico o el estilo. El uso de palabras como vardarlo [to varda him] fue un guiño cómplice delicioso. Estas provienen de la jerga urbana palare (a veces polari u otras ortografías), adoptada por los gays debido a que la ilegalidad de los actos homosexuales los obligaba a contar con un código común pero secreto.

Esta lengua informal, cuyos orígenes se remontaban a las compañías de teatro itinerantes del siglo xix y en aquel momento era utilizada, además de por los gays, por los delincuentes, las prostitutas y los trabajadores del espectáculo, probablemente le haya resultado incomprensible a la mayoría de los lectores. “La actual imagen de Bowie consiste en presentarse como una reina desvergonzada, un muchacho gloriosamente afeminado”, advertía Watts, dando a entender que se trataba de una estrategia, una pose que probablemente el cantante abandonara con tanta rapidez como la había adoptado.

Y, a continuación, la cita que resonó en el mundo entero e hizo estallar de inmediato la carrera de Bowie: “Soy gay. Y siempre lo he sido, incluso cuando era David Jones”.

El efecto relámpago de este artículo sobre la carrera de Bowie no solo tuvo que ver con esta declaración, sino también con las fotografías que lo acompañaban. Hoy resulta muy difícil reconstruir la monotonía y la escasez visual de la Inglaterra de 1972, ese fondo sucio y gris que se infiltraba en los periódicos de música, ofreciendo un contraste perfecto para destacar el esplendor físico y visual de Bowie. Incluso en blanco y negro, la elegancia de aquellas imágenes parecía saltar de las páginas, rodeadas, como estaban en aquel número en particular de Melody Maker, por otras del juglar barbudo Cat Stevens, el patilludo excantante de Spooky Tooth, Gary Wright, junto a su nueva banda Wonderwheel, y la sorprendente fealdad del aviso de página completa de Grunt, la compañía discográfica de Jefferson Airplane. “Tenía un glamour impresionante. Cuando lo conocí, me impactó de verdad”, recuerda Watts. “Era como estar con Marilyn Monroe. No se parecía a nadie. Y era un quiebre total con el pasado de los sesenta”.

En la portada, el retrato de Barrie Wentzell mostraba a un nuevo Bowie de cabello más corto, con un delicado brazalete en la muñeca y un traje estampado, cuyo saco abierto exponía el lampiño torso desnudo. En el interior, llegaba el turno de un primer plano del cantante con el rostro apenas apoyado en una de sus manos y ojos de ciervo mirando de costado, como si rehuyese el contacto con la mirada del espectador. Era un encuadre calculadamente no masculino, como si el fotógrafo lo hubiera pensado tras la lectura de Modos de ver de John Berger (publicado ese mismo año), donde el crítico sugiere que a juzgar por la historia del arte occidental “los hombres actúan y las mujeres aparecen. Los hombres miran a las mujeres. Las mujeres se contemplan a sí mismas mientras son miradas […]. El supervisor que lleva la mujer dentro de sí es masculino […]. De este modo se convierte a sí misma en un objeto, particularmente en un objeto visual, una visión”. La crítica de Watts también abría caminos, alentando a los lectores (en su mayoría, varones) a mirar a otro hombre como un objeto estético, un regalo para los ojos.

“A mí me hizo Melody Maker […] con aquel artículo de Mick Watts”, recordará Bowie a mediados de 1973. “Todo voló por los aires”. Lo curioso de aquella Gran Revelación es que a la cita directa siguiera de inmediato el rastro de una duda: “Hay algo de travesura juvenil en el modo en que lo dice, con una sonrisa contenida en las comisuras de sus labios”, observa Watts. Es decir que la idea de que todo era un juego estuvo en claro desde el comienzo.

“Yo estaba un poco escéptico”, afirma hoy Watts. “Era bisexual, claro, en la medida en que sea posible deconstruir la idea de bisexualidad. Pero es bastante ineludible el hecho de que la mayoría de las experiencias sexuales de Bowie fueron mucho más heterosexuales que gays. Volví a entrevistarlo en varias oportunidades y siempre se mostró muy interesado por dejar en claro que no deseaba agitar la bandera del movimiento de Liberación Homosexual. A los militantes, por su parte, los indignó que nunca hubiera decidido acercarse a ellos ni hacer campaña en favor de la homosexualidad. Ahora bien, ¿cómo podemos entender todo esto? Tal vez fue una forma de proteger su carrera comercial, pero tal vez sencillamente no eran sus genuinas convicciones”.

Pero mientras que algunos gays lo consideraban un turista accidental, otros lo veían como un transgresor de la cultura pop que permitía que otros salieran del armario con mayor facilidad. El crítico gay estadounidense Andrew Kopkind, por ejemplo, reconoció en él, en un artículo publicado en octubre de 1972 en el Boston Phoenix, “una auténtica estrella gay –auténticamente una estrella y auténticamente gay–, por primera vez en nuestra cultura desde Oscar Wilde”. Acto seguido, se detenía en el “lirismo” de sus movimientos escénicos y el modo en que el cantante y Mick Ronson “intercambiaban miradas, gestos y pasos de danza cargados de un verdadero erotismo, hasta este momento solo aceptables, dentro de una banda de rock, entre un hombre y una mujer”.

Durante los años siguientes, Bowie osciló de manera constante y extrema, con lo que contribuyó a sostener un aura de indecidibilidad sexual que le permitía ser todas las cosas para todas las personas. En un mismo año, 1976, le dijo a un periodista inglés que su supuesta bisexualidad era “solo una mentira […]. Nunca he hecho nada bisexual en mi vida, en un escenario, en un estudio de grabación ni en ningún otro lugar”, pero también le contó la historia de su homosexualidad a Playboy, que habría comenzado “con algún chico guapo de mi clase en alguna de las escuelas por las que pasé, al que llevé a casa y con el que lo hicimos en mi habitación”.

Cherry Vanilla, que lo conoció en circunstancias profesionales e íntimas, afirma que “una se da cuenta si a un hombre le gustan de verdad las mujeres o no, y hasta donde yo sé, a él le gustaban de verdad […]. Lo definiría como un heterosexual que se animó a probar y experimentar un poco. ¿Quién no lo hacía, en aquellos días?”. Su colega en Main-Man, Tony Zanetta, siempre estuvo convencido de que el cantante “era bisexual, sí, pero por sobre todas las cosas era un narcisista; le daban lo mismo los chicos o las chicas. Se sentía atraído hacia la cultura gay porque adoraba su extravagancia”». Simon Reynolds.

bowie-imgay

Doctor Music Festival pone a la venta sus abonos para su regreso en 2019

9

doctor-music-festival-2019Tal y como habíamos contado semanas atrás, el mítico Doctor Music Festival volverá en 2019 para celebrar sus 20 años. Hoy, martes 30 de mayo, Ticketea ha puesto a la venta a las 10:00 horas las primeras entradas para el regreso del histórico Doctor Music Festival Reincarnation Edition 2019, que se celebrará el 12, 13 y 14 de julio de 2019 en Escalarre, Vall D’Àneu, en el Pirineo de Lleida. Será la quinta edición de este festival que entre 1996 y el año 2000 reunió a artistas como David Bowie, Bob Dylan, Lou Reed, Patti Smith, Rage Against the Machine, Iggy Pop, Muse, Blur o Pet Shop Boys, entre otros.

«En las primeras cuatro ediciones, miles de personas disfrutaron de la mejor música en la pradera de La Vall d’Àneu que acogió al Doctor Music Festival, la misma que se recuperará para la edición de 2019 y en la que se apostará por la sostenibilidad, con una política de cero residuos y que priorizará los suministros procedentes de empresas de la comarca, con el objetivo de crear riqueza sostenible en el valle», explica la nota de prensa.

El abono PÁJARO EN MANO que da acceso al recinto del festival durante los tres días de actuaciones y actividades tiene un precio de 175€. Pueden adquirirse ya aquí. Para el regreso del festival, la organización ha preparado además una promoción especial a través de la red social Facebook. Está destinada a aquellos espectadores que puedan acreditar que asistieron a alguna de las ediciones anteriores, y que podrán beneficiarse del Abono YEA! (Yo Estuve Allí) al precio de 125€. Los accesos TICKET CAMP, para la zona de camping del festival y que incluye, además, zona de aparcamiento, saldrán a la venta próximamente.

Frank Ocean y Solange no deben conciertos a nadie, pero sí una mejor explicación

40

solangeSolange actúa este jueves en Primavera Sound de Barcelona, pero su concierto peligra: esta semana, la cantante ha cancelado a ultimísimo minuto su fecha inmediatamente anterior, en el festival Boston Calling, citando «problemas de producción fuera de su control». Solange ha tuiteado que lamenta la cancelación: «he luchado para daros solo lo mejor de mí pero los dramas y retrasos en la producción se han puesto de por medio».

Esta explicación nos suena, pues es más o menos la misma que ha utilizado Frank Ocean para justificar la reciente cancelación de sus conciertos en Washington, Alabama y Barcelona. Él además ha dicho que «espera regresar pronto a Barcelona». Es en esta última ciudad, precisamente en Primavera Sound, donde Ocean iniciaba su gira europea, exactamente como Solange. Ambos de hecho presentan sus últimos discos en una gira que todavía no ha visto nadie y ambos vienen de cancelar sus anteriores giras europeas en 2012 y 2013, respectivamente, el uno de nuevo por problemas ajenos, la otra para pasar más tiempo con su familia.

Aparte de una disculpa en Twitter, Solange ha hecho la promesa de volver a Boston tras la cancelación: «será mi misión», ha dicho. Ya es más de lo que ha hecho Frank Ocean, quien ha optado por comunicarse a través de intermediarios, porque en su página de Tumblr, que es donde suele expresarse, no ha dicho nada. Sin embargo Solange ya ha hecho promesas similares en el pasado que no ha cumplido y se especula con que la verdadera razón de su cancelación en Boston sea que su hermana Beyoncé está a punto de dar a luz a sus gemelos.

En el foro de Primavera Sound, Gabi Ruiz sí ha explicado que «hemos intentado salvar esta actuación hasta el último momento, todo nuestro equipo lleva haciendo malabares desde hace semanas pero al final no hemos podido hacer nada por salvarlo. En cuanto ha sido evidente que no había marcha atrás hemos decidido comunicarlo. Hasta ayer yo estaba totalmente convencido de que venía a Barcelona. Hemos superado todo tipo de problemas logísticos y de producción de un show que iba cambiando día tras día, hemos dejado mucho dinero y tiempo para que esto sucediese… No ha podido ser».

Ninguno de esos artistas debe conciertos a nadie: en su derecho están de anular fechas por la razón que sea. Por lo que cuenta Ruiz, el show de Ocean presenta una producción complicada y es comprensible que tanto él como la hermana Knowles prefieran anular conciertos antes que presentar una gira a medio hacer o que arrastre problemas de ciudad en ciudad. Sin embargo tanto Ocean como Knowles sí deben algo a sus fans y es una explicación algo más elaborada: sería de agradecer que Ocean se dirigiera a sus seguidores directamente y explicara qué está pasando con su gira tanto como que Solange no hiciera promesas que luego no va a cumplir. Y si esta debe quedarse en Estados Unidos para asistir al parto de su hermana… ¿por qué no reconocerlo abiertamente?

Frank Ocean y Solange son dos de los artistas mejor valorados del pop en este momento: tanto ‘Blonde’ como ‘A Seat at the Table’ fueron dos discos clave de 2016. Son muchas las personas que han comprado abonos en Primavera Sound con intención de verlos, especialmente al primero, que aparte de no prodigarse mucho en ninguna parte -ni en directo ni en redes sociales- nunca ha actuado en España. El problema es que las “explicaciones” de ambos artistas, aparte de no «explicar» mucho, huelen un poco a chamusquina. Por suerte la actuación de Solange en Barcelona todavía sigue en pie y de hecho la cantante ya se encuentra en España de vacaciones con su amiga y colaboradora Carlota Guerrero, pero tras su cancelación en Boston, cualquier cosa puede pasar, y sin una justificación mejor muchos fans seguiremos pensando que nos han tomado un pelín el pelo… ¿No es responsabilidad del artista evitar esto?

We ArE oN a BArCo one year later I 💞@saintrecords

Una publicación compartida de Carlota Guerrero (@carlota_guerrero) el

«Lo más gratificante de GPS es dar una oportunidad a grupos noveles que, con los años, terminan llenando salas»

1

gps4

Recientemente culminaba la séptima edición de Girando por Salas, que permite a varios artistas noveles girar por provincias españolas que no son la propia y por lugares en los que no suelen hacerlo. En la edición de 2016/2017 han apoyado a gente como Biznaga, Cala Vento, Belize, Los Nastys, Odio París, Rural Zombies, Santos, Siloé o Viva Suecia, tras la recepción de 1.034 propuestas. Al final han participado 26 bandas, 118 músicos y se han dado 189 conciertos por los que han pasado 11.592 asistentes. Las actuaciones en las 17 comunidades autonómas y Ceuta han generado más de 821 altas en la Seguridad Social, implicando a 21 discográficas, 3 sellos autoeditados y 25 oficinas de contratación y management. Cuando está a punto de ofrecerse una nueva convocatoria, hablamos con Herminia Martínez García, coordinadora de Girando Por Salas. Foto fin de gira: Samantha López.

¿Cuál ha sido la gira más exitosa de esta edición? ¿La de qué artista?
Si el éxito lo medimos en número de asistentes, el grupo al que más personas han ido a ver ha sido Viva Suecia, con más de 1.400 personas en 8 conciertos.

GPS apoya a distintas bandas de distintos géneros, ¿está el indie entre las que tradicionalmente llenan más salas o más bien es el pop a secas el género más exitoso en vuestro proyecto?
Tras varios años evaluando número de asistentes por estilo musical la conclusión es que no se trata de géneros sino de artistas. El año pasado fue el Kanka el grupo con más público. Este año, los 5 grupos con mayor media de asistencia son de estilos tan distintos como pop, rock, funk o jazz.

Entre los seleccionados hay grupos bastante punk como Biznaga o Cala Vento. ¿Cuál diríais que ha sido el momento más punk de esta edición?
Para la oficina creo que momento más punk fue la convocatoria con 1.034 inscripciones. ¡Hay que evaluar ficha a ficha!

¿Y de toda la historia?
UHF! A nivel musical han pasado grupos muy punks, ruidosos, desde la primera edición con Triángulo de Amor Bizarro a esta edición con Biznaga, Calva Vento o Los Nastys. No se puede escoger, hay corazón.

¿Alguna anécdota con alguno de los grupos durante toda la gira, algún concierto que haya estado a punto de no celebrarse o algo divertido que se pueda contar?
Pues desde tener que llamar a Anaut para confirmar que habían sido seleccionados porque estaban grabando disco y no miraban los emails, ¡los pillamos en el estudio y no se lo creían!
El año pasado un concierto de Cola Jet Set no se celebró porque se inundó la sala la noche anterior y el grupo tuvo que darse la vuelta sin llegar siquiera a destino. O algún manager que ha presentado a un grupo que ya había sido seleccionado en GPS pero no se acordaba, como pasó con Astrio.

¿Qué es más gratificante, actuar con salas llenas o dar una oportunidad a grupos noveles que de otra forma quizá no la tendrían y quizá no la volverán a tener?
Para mí lo más gratificante es dar la oportunidad a grupos noveles que, aprovechando la oportunidad, y gracias a su arte, con los años terminan llenando salas. En la historia de Girando Por Salas han pasado grupos que ahora llenan salas sin pudor.

¿Hay algún artista que se haya mostrado especialmente agradecido con GPS, alguien que suela decir que la gira ha sido un punto de inflexión para ellos?
Hay grupos que se han mostrado muy agradecidos pero también es porque han sabido aprovechar la gira y la ayuda de promoción discográfica a tope. Se me vienen a la cabeza Anaut, por ejemplo. También ha habido grupos cuyo crecimiento ha coincidido con su gira GPS y es fantástico ver cómo en cada concierto hay más y más público. Son ejemplos León Benavente, Izal, Pablo Und Destruktion o este año Viva Suecia.

Cuando realizáis la selección, ¿intentáis aglutinar un cupo de artistas por género o depende de la calidad de los mismos?
El jurado vota según la calidad, necesidad de la ayuda y capacidad de aprovechamiento de la misma. Cuando se discute la selección final se tiene en cuenta, además, qué porcentaje de grupos se han presentado a la convocatoria de cada estilo y la procedencia geográfica. La selección final intenta ser un reflejo, en porcentaje, de los grupos inscritos, según estilo y procedencia.

¿Cómo animaríais a los grupos a presentarse el año que viene?
Se les ofrece una gira por todo el país de, al menos 6 conciertos. Los cachés y los gastos están pagados, se apoya a la comunicación de esos conciertos y se les da una ayuda de 2.500€+IVA para promoción discográfica. ¿Qué pega puede tener?

¿Algo que queráis contar sobre GPS y que nadie os pregunte?
Que siempre escuchamos las propuestas de mejora. Desde las que recibimos en info a las que nos plantean los grupos seleccionados, las agencias o las salas. Todo se evalúa, pero no todo puede llevarse a cabo por la complejidad que acarrearía o por la inviabilidad de realizarlo. Recordemos que los conciertos se realizan en toda la península, islas y Ceuta… Muchos de los cambios que ha habido desde la primera edición nacen de esos comentarios constructivos.

Get Mad 2017 trajo a The Zombies o Half Japanese, pero también nos descubrió a nuevos artistas

3

the-zombies_getmad

Comenzaba el viernes una nueva edición del Get Mad, un aún joven evento que tiene el madrileño barrio de Malasaña como centro de operaciones. Nuevamente, entre las salas But, Maravillas, Changó y Taboo andaba el encaje de bolillos para decidir a qué grupos ver y qué grupos descartar dolorosamente, debido a más de una solapación. Con el eclecticismo de nuevo por bandera (desde el metal a la psicodelia, pasando por el punk y la electrónica), aquí relatamos parte de lo sucedido este fin de semana. Fotos: Íñigo Amescua.

Tras la cancelación de la cantautora Emma Ruth Rundle, la organización del festival actuó rápidamente para rellenar el hueco con una propuesta no menos interesante: el trío salmantino El Altar Del Holocausto fue el encargado de descorchar la botella en la sala Changó y dar comienzo al evento. Su música gira en torno al post-metal de bandas como Toundra, con momentos realmente bellos que se mezclan con riffs que arrasan con todo. Si eso no es suficiente para convencer a quien no los conozca, mucho ojo con la puesta en escena, pues los tres miembros se ocultan tras túnicas blancas que, más que al Ku-Klux-Klan, recuerdan a algún tipo de sociedad secreta ocultista. La sala iba llenándose poco a poco y, tras ellos, salían a escena King Dude, proyecto del americano (de Seattle, para más señas) Thomas Jefferson Cowgill que gira en torno al neo folk de Death in June, pero con unos aires más rockeros que podrían acercarle más a Nick Cave o a Wovenhand/16 Horsepower. Con unas letras apocalípticas que giran en torno a la muerte, el amor o el sexo, Cowgill y su banda hicieron las delicias del cada vez más numeroso público con temas emotivos y enérgicos como ‘Death Won’t Take Me’, ‘I Wanna Die at 69’ o ‘Black Butterfly’. El frontman estaba agradecido ante su público y encantado de estar en Madrid, afirmando que, con obras como ‘Saturno devorando a su hijo’, de Goya, “los españoles estamos tan jodidos de la cabeza como los americanos”.

half-japanese_getmad

Tocaba cambiar de sala, a la But concretamente, para presenciar dos de los conciertos de mayor renombre de toda la noche. En primer lugar, Jad Fair y sus Half Japanese, para quienes (quitando lo físico), no parece haber pasado el tiempo, pues siguen ejecutando el mismo punk destartalado de sus años mozos con una energía encomiable para su edad. Tal eran las ganas de comerse el escenario que, tras unos pocos temas, Jad acabó partiendo en dos la diminuta guitarra eléctrica que llevaba (la cual se había limitado a rasguear, sin tocar acordes ni nada). Con temas clásicos como ‘Firecracker’ o ‘Charmed Life’ y, como curiosidad, una sorprendente y deconstruida versión del ‘Movin’ On Up’ de Primal Scream, fue uno de los conciertos más intensos y divertidos del viernes.

dungen_getmad

Half Japanese no lograron congregar a demasiada gente en la But y menos mal que el ambiente estuvo más caldeado para presenciar el concierto con mayúsculas de la noche: la hora que estuvieron los suecos Dungen fue un momento en el tiempo de los que se te quedan grabados. Aunque llevan casi veinte años en activo, inexplicablemente era la segunda vez que visitaban nuestro país y la primera que actuaban en Madrid. Su rock psicodélico, lleno de detalles preciosistas, ya sean pasajes de flauta travesera o mellotron, fue un viaje de los que quieres que nunca acabe. La banda de Gustav Ejstes nos cogió de la mano y nos llevó en gran parte su set por los temas instrumentales de ‘Häxan’, último álbum hasta la fecha (en el que ponen música a Las aventuras del príncipe Ahmed (1926), que es la película más antigua de dibujos animados que existe), pero también quisieron recordar algún tema clásico en su discografía, como ‘Panda’. Podías cerrar los ojos y dejarte llevar, sentir la delicadeza de su música, evocando recuerdos de héroes del género como Pink Floyd o King Crimson, pero siempre bajo el personal prisma de los de Estocolmo. Un verdadero lujo contar con una banda tan especial.

dune-rats_getmadEn la recta final del viernes había que acercarse a las otras dos salas que participan en el festival para ver lo que se cocía. Simultáneamente, en las salas Taboo y Maravillas había dos ambientes muy distintos. Por un lado, desde Tel Aviv estaban los Ouzo Bazooka, de estética hippie y practicando un rock clasicote con tintes psicodélicos, que sin salirse demasiado del libro de estilo del rock psicodélico, parecieron gustar a los que se decidieron por su propuesta, que tampoco fueron demasiados. La fiesta parecía estar en esos momentos en la Maravillas, a reventar de público, con los australianos Dune Rats. Los de Brisbane tampoco se salen demasiado del libro del rock garajero, pero la energía que giraba en torno al escenario con su actuación acabó por convertir el recinto en una fiesta digna de una fraternidad de peli americana: la banda pegando botes y escupiendo al aire, tirando al aire sus instrumentos y los pies de micro y el público fuera de sí en un eterno pogo, todos cantando a coro en temas como ‘Dalai Lama’ (que riman con marihuana en la canción, para entender el contexto adolescente en el que caminan).

De vuelta a la Taboo, la última actuación de la noche corrió por parte de los asturianos Fasenuova. Su electrónica oscura e industrial, que se mira en el espejo de antecesores como Esplendor Geométrico, pedía más volumen (el propio Ernesto Avelino, encargado de voces y aullidos varios, lo pedía constantemente), pero aun así, se pudo disfrutar de temas como ‘Hell Angel’, de su último trabajo, entre otros.

La segunda y última jornada de esta edición del Get Mad! tenía unos protagonistas indiscutibles que, aunque fuera por mera curiosidad, la gente tenía que ver, pero más allá de la cacareada actuación de The Zombies, hubo bastante que ver desde el principio hasta el final. Posiblemente, el año pasado había más bandas inmediatamente reconocibles (encontrarse a Wire, The Soft Moon, Psychic TV o Black Lips en el mismo cartel no es moco de pavo), pero este año merecía la pena hacer los deberes e indagar. Seguramente, más de un asistente contará con uno o dos grupos favoritos más que añadir al palmarés. A continuación, las crónicas del sábado.

jim-jones_getmad

Para todo amante del sonido de ensueño de bandas como Deerhunter o DIIV, era obligatorio acercarse pronto a la sala But a ver la actuación de los californianos Froth, quienes tienen en ‘Outside (Briefly)’ a uno de los álbumes de los que estar pendientes en 2017. Entre el kraut y el dream pop con arrebatos de shoegaze, los de Los Angeles fueron un delicioso aperitivo con el que empezar la jornada de conciertos con buen sabor de boca, gracias a temas como ‘Passing Thing’ o ‘Contact’. Poco después llegaría a la misma sala una propuesta bastante distinta: de lo etéreo y ensoñador de Froth, pasábamos al rock and roll abrasivo de Jim Jones & The Righteous Mind, nuevo proyecto del guitarrista y cantante británico tras su Revue, que camina entre el rock garajero y el rhythm and blues con la pasión espiritual de unos Nick Cave & The Bad Seeds en cuyo espejo seguramente se haya mirado el bueno de Jim, pues es imposible no pensar en los australianos al escuchar temas como ‘No Fool’ o ‘Alcecide’, contenidos en ‘Super Natural’, debut del proyecto. Con el carisma y la energía de su frontman, el público disfrutó bastante (Jones no dejaba de establecer contacto con el respetable), que de eso es lo que se trata al fin y al cabo.

Prácticamente a la misma hora que Jim Jones, actuaba en la Taboo otro californiano, Morgan Delt. Algo falló, tal vez en el sonido de la sala o tal vez por algo más básico y es que la cantidad de detalles sonoros de los que goza su notable ‘Phase Zero’ (Sub Pop, 2016) no acaban de trasladarse al directo, con un formato de cuarteto básico de rock. Es admirable la intención de ofrecer algo distinto en un concierto, pero el delirio psicodélico del susodicho trabajo apetece escucharlo tal cual. Aun así, se dejaron escuchar temas como ‘Another Person’ o ‘A Gun Appears’ (además de algún clásico como ‘Barbarian Kings’), que resisten cualquier puesta en escena. Al término del show de Morgan, llegaba uno de los conciertos más divertidos de la noche con Surf Curse en la Maravillas. El dúo de Nevada (trío para la ocasión, con una segunda guitarrista), formado por Jacob Rubeck y Nicholas Rattigan es un cohete a reacción sobre el escenario y esa energía llegó al público desde el minuto uno. Es difícil resistirse ante la frescura de sus melodías, despachadas sin pausa. Temas como ‘Doom Generation’ tienen a bandas del estilo de No Age o Wavves como referentes y tocados con esa garra (a destacar la actitud de Rattigan, cantando y tocando su minúscula batería como si se fuera a acabar el mundo), la partida estaba más que ganada.

Como era de esperar, la sala But estaba a rebosar de gente para el concierto de The Zombies, quienes vinieron para repasar sus grandes éxitos, pero también para dejar claro que no viven exclusivamente de la nostalgia, dejando caer algún tema de su último trabajo hasta la fecha (‘Still Got That Hunger’, de 2015). Liderados todavía por Rod Argent y Colin Blunstone (quien mantiene unas cualidades vocales envidiables para su edad), los británicos defendieron bastante bien clásicos como ‘Care Of Cell 44’ o ‘Time Of The Season’, pero su intento de mantenerse activos y vigentes en composiciones más recientes como ‘Moving On’ o ‘Edge Of The Rainbow’ (temas de rnb/rock and roll genéricos en el mejor de los casos) deja claro que su talento compositivo vivió tiempos mejores. Estuvieron correctos de principio a fin y el público supo agradecer el esfuerzo.

the-goon-sax_getmad

De vuelta en Taboo, The Goon Sax (con Louis Forster, hijo de Robert Forster de The Go-Betweens) no acabaron de dar el mejor de los conciertos, pese a que su repertorio, protagonizado por el notable debut ‘Up To Anything’ (2016) es incontestable, repleto de frescas melodías pop. Un concierto así pide inmediatez, pero el constante intercambio de instrumentos entre Forster y James Harrison (compartiendo ambos tareas vocales, bajo y guitarra acústica) y constantes problemas con la afinación impidieron escuchar las canciones seguidas. Aun así, cuando sonaron ‘Telephone’ o ‘Boyfriend’, todo inconveniente quedaba atrás y solo quedaba disfrutar. Sin moverse de sala, el broche final lo pusieron The Vacant Lots con su rock and roll psicodélico y minimalista que los emparenta con referentes como Suicide (el propio Alan Vega colaboró con ellos) o bandas más recientes como The Raveonettes. Con temas robóticos y bailables como ‘Night Nurse’, se metieron al público en el bolsillo, entre riffs repetitivos de guitarra, sintes y cajas de ritmo, dejando el listón bastante alto, esperando que el año que viene llegue otra excitante edición del festival.

“Hoy es el día, voy a tener sexo”: el estrambótico paseo londinense de Alien Tango

4

alien-tango No cabe duda de que Alien Tango son, pese a contar solo con un EP (‘Supernatural Mango’ –2016–), una de las bandas más singulares y prometedoras surgidas en nuestro país en las últimas temporadas. El pop rock indefinible y ecléctico del proyecto comandado por el murciano Aitite (que él mismo define como «drone electrolatino») , además, no solo está captando la atención de prensa y público nacional sino que, también, varios medios internacionales les tienen en el punto de mira.

Hoy en JENESAISPOP estrenamos el vídeo oficial para su nuevo single, que se estrena con él. La canción se llama ‘SexyTime’ (Foehn Records, 2017) y el clip ha sido rodado en las calles de Londres (diríamos que en los aledaños del West End) por Oliver James, también conocido por ser miembro del grupo The Death of Pop. En él, podemos ver a Aitite escenificar maquillado como un mimo o un clown glam la letra de la canción en la que destaca ese “hoy es el día, voy a tener sexo”. Esto es lo que dice su nota de prensa sobre la canción:

“Entre una declaración de amor irónica y una sitcom teen, ‘Sexy Time’ es un regreso triunfal en forma de banger para la pista de baile pervertido por la extravagante personalidad de Aitite, que graba y produce todo lo que se escucha en un portastudio entre España e Inglaterra. Llena de dinámicas y sorpresas, Alien Tango juegan con gracia con ritmos disco que se derriten entre samples caóticos, sintes espaciales y falsetes infantiles en los que entran desde los Bee Gees hasta Rocky Horror Picture Show, las Spice Girls o contemporáneos como MGMT, Animal Collective o The Lemon Twigs”.

Alien Tango son, además, una de las bandas que destacamos en nuestro especial de grupos que podrás ver en festivales este verano y que no te harán sentir que sigues en 2011. En concreto, ellos estarán en Primavera Sound, Vida Festival, Festival de les Arts o FIB, entre otros.

Fotografía de Nacho Errando.