Este martes ha trascendido que Chance the Rapper publicaría un nuevo disco precisamente esta misma semana. El rapero desmentía la información poco después, decepcionando a sus fans, pero no ha tardado en volver a alegrarles el día, puesto que ha procedido a estrenar hasta cuatro canciones nuevas en las plataformas de streaming.
Se desconoce el destino de ‘I Might Need Security’, ‘Work Out’, ‘Wala Cam’ y ’65th & Ingleside’, pero como aperitivo de un nuevo trabajo de Chance the Rapper, agradarán a sus seguidores gracias a su sonido hip-hop de la vieja escuela y arreglos de piano (‘I Might Need Security’) y cuerda (‘Work Out’). La primera aúna el sample repetido de una mujer cantando “fuck you” con un precioso arreglo de piano, y en ella además Chance revela que ha comprado la revista Chicagoist. Ojo también a la pegadiza ‘Wala Cam’, la colaboración de Chance con el productor de Chicago Supa Bwe.
Mientras al parecer está a punto de publicar un nuevo álbum de material propio, hace unos días el propio Chance revelaba que se encontraba trabajando en un nuevo disco de 7 canciones con Kanye West. Se desconoce si este trabajo saldrá a través de G.O.O.D. Music o Chance lo publicará de manera gratuita como el resto de sus discos. Cabe recordar que el rapero se estaba planteando, por primera vez en su carrera, vender su próximo trabajo para luchar contra el “débil” sistema de recuento de Billboard, el mismo que tanto beneficia a Drake.
Billie Eilish ha triunfado este año con ‘lovely’, su tema junto a Khalid para la banda sonora de ‘Por 13 razones’. Antes había publicado su EP de debut ‘dont smile at me‘, fascinando a toda una generación de seguidores con su suave voz y canciones de sonido minimalista y atmosférico, en una onda muy Lorde / Melanie Martínez, como ‘bellyache’, ‘my boy’, ‘ocean eyes’ o ‘copycat’, algunas de las cuales contaban con letras harto siniestras. Sobre estas canciones y otros asuntos teníamos la oportunidad de hablar con Eilish hace unos días.
Ahora, la adolescente -solo tiene 16 años- publica un nuevo tema en las plataformas de streaming, poco tiempo después de sorprender con la hipnótica ‘bitches broken heart’. Si la sombra de Lorde ya planeaba en las canciones mencionadas de Billie Eilish, en ‘you should see me in a crown’ es más que evidente debido a su oscuridad y a una base instrumental cortante y compuesta por un zumbido que nos hace preguntarnos cuanto más puede alargarse la influencia de James Blake en el pop. En el tema, Eilish canta desafiante: “no me importa, no soy tu nena, si crees que soy bella, deberías verme con una corona puesta”. La cubierta del single no podría ser más Eilish: una corona de cristal medio poblada por arañas… La canción da casi el mismo mal rollo.
La estadounidense Caroline Rose ha acertado definitivamente con la deriva de su segundo disco, optando por un tipo de indie-rock que lo mismo se acerca a las riot-grrrl que al rockabilly o incluso a la electrónica; con unas letras ácidas que hablan sobre la vida y la muerte casi sin tocar el amor; y sin temer tampoco acercarse a lo comercial. ‘LONER’ suena como una Courtney Barnett que no tuviera problema en sonar tan pop como una Cyndi Lauper o unas Haim, a quienes pueden recordar los rápidos fraseos en el estribillo de ‘More of the Same’.
Este tema habla sobre perder la fe en la gente y su descripción de una fiesta en la que «todo el mundo está bien vestido, tiene un cuerpo perfecto, peinados alternativos y dientes blanqueados» hará esbozar una sonrisa a más de uno. Explicaba en un «canción por canción» realizado para Consequence of Sound que la pinchable ‘Cry’ es sobre el estereotipo de las chicas que lloran (como ella llora de verdad) y se inspira en un personaje intermedio entre ‘Carrie’ y ‘Múerete, bonita (Drop Dead Gorgeous)’.
También indicaba que la explosiva ‘Money’, de punteo tan pizpireto, simplemente va sobre la necesidad de tener dinero o que ‘Bikini’, cuyo vídeo inspirado en Almodóvar, es su tema feminista sobre las promesas que la industria machista hace a una artista femenina («te pondremos en películas y en la tele / todo lo que tienes que hacer es ponerte este pequeño bikini»). El tema, por cierto, viene precedido de una intro en la que distintas voces le piden que sonría. «¿¡PERO POR QUÉ COÑO TENGO QUE SONREÍR!?», parece preguntarse la artista en la llamativa portada de este álbum.
Son esos momentos divertidos y en cierta medida reivindicativos al mismo tiempo los que más mérito tienen. No habrá nunca suficientes discos dedicados a hacernos reír y está demostrado que es complicado hacer canción protesta sin hacer el ridículo o ser demasiado evidente. Cuando Caroline Rose se pone seria para hablarnos de la muerte y la experiencia sensorial de la vida (‘To Die Today’), las voces que oye en su cabeza (‘Talk’) o el embarazo no deseado de una amiga (‘Jeannie Becomes a Mom’) no llega tanto. Hay que valorar que solo haya una canción de amor, ‘Animal’, la última, que en concreto habla de celos, pero a Caroline Rose se le da mejor el humor que el drama. La eufórica ‘Soul Nº5’ nos hace bailar todo lo que ‘Getting to Me’, sobre la soledad y el vacío que le deja Tinder, no nos toca la patata.
Calificación: 7,4/10 Lo mejor: ‘Bikini’, ‘More of the Same’, ‘Soul Nº5’ Te gustará si te gusta: Courtney Barnett, Best Coast, The Doors Escúchalo: Spotify
“La aparición en Piloto del disco de Niños del Cerro marca un momento en el que mucha más prensa se suma a lo que está pasando. Un disco extraordinario que, me arriesgo a apostar, marcará un momento clave en el desarrollo de la escena y un punto álgido en la música popular chilena contemporánea. Con unos códigos musicales que mezclan lo indie con lo ligeramente tropical, dibuja un mapa imaginario de La Florida en la que uno se ve inmerso al desentrañar las letras”.
Esto escribía nuestro colaborador Nuclear Sí, seguidor minucioso de las escenas del país andino, en el especial que en 2016 dedicaba en esta web al nuevo pop chileno, revulsivo de la primera revolución que obraron Javiera Mena, Dënver, Gepe o Alex Anwandter. Hablaba de ‘Nonato Coo’, el debut en el sello Piloto de Niños del Cerro, quinteto de Santiago que se convirtió en abanderado de una generación que traía de vuelta las guitarras como enseña sonora.
El quinteto encabezado por Simón Campusano (voz y guitarra) se caracterizaba en aquel disco por someter a la rítmica latinoamericana unas guitarras ligeras y etéreas, hermanándoles en cierto modo con los Animal Collective más pop y llevándoles a telonear, con todo sentido a artistas como Mac DeMarco. Este 2018, ya como miembros de la familia Quemasucabeza (sello de Gepe, Fakuta, Pedropiedra), tienen preparado para publicar a lo largo en algún momento de 2018 su segundo largo. Un disco que presentaron en el pasado Primavera Sound Barcelona y del que han dado ya a conocer la compleja ‘Flores, labios, dedos’, que busca llevar su música a un espacio más brillante, más contundente y, también, más experimental.
Esta tendencia se reafirma en otro adelanto del álbum que hoy podemos estrenar en exclusiva en JENESAISPOP: se trata de ‘El sueño pesa’, una canción que, tras su arranque de cadencia pesada, se retuerce en el giro luminoso que ofrece ese gran gancho (“Antes de verte quisiera contarte que este sueño pesa tanto como la muerte”) en el que brilla la voz de Chini Ayarza (del grupo Chini & The Technicians). Con esa alternancia de dulzura y rocosidad, ‘El sueño pesa’ avanza como un mantra hacia la catarsis guitarrera a medio camino del folclore andino y la investigación sonora de Wilco, sobre la que nos habla Campusano en un texto escrito ex-profeso sobre la canción:
“Tiene una onda más andina que las otras canciones que ya hemos adelantado del nuevo disco. Las melodías son casi puras pentatónicas, lo que remite inconscientemente a la música andina. Además la batería de Pepe (Jose) lo lleva a ese mismo lugar desde lo rítmico, como es habitual en nosotros.
El referente más evidente son Los Jaivas, que es de mi bandas favoritas chilenas y del mundo. También tengo que nombrar a Wilco, que es otra banda con la que ya llevo muy pegado los últimos dos años. Ambas son bandas de rock que tienen mucha raiz. Para mi ambas bandas son la influencia más grande a lo largo del disco, desde el trabajo de las guitarras hasta la ejecución como banda en vivo. Todo el tiempo buscamos un terreno medio entre el Gato Alquinta (Los Jaivas) y Nels Cline, es un recurso que se repite a lo largo del disco nuevo.
Invitamos a Chini (Chini & The Technicians) a cantar en el tema y nos encantó el resultado. Era justo lo que buscábamos, una voz femenina potente, con harto carácter, que es lo que pedía el coro. Además al final del tema el Pepe armó unas texturas bien lindas con muestras de voz de lo que grabó la Chini en el estudio. Fue una solución práctica y creativa para llenar la coda del tema que antes la sentíamos media vacía”.
El Guincho ha logrado este año ser Disco de Oro gracias a ‘Malamente’, su producción para Rosalía, uno de los mayores éxitos actualmente en España. Antes había producido a Javiera Mena, Los Punsetes e incluso colaborado con Björk en ‘Biophilia‘, pero el éxito comercial siempre se le había escapado hasta que Rosalía ha llegado a su vida, y últimamente también Dellafuente.
Y parece que la racha de éxitos seguirá para El Guincho, ya que está trabajando nada menos que con Aitana, finalista de Operación Triunfo y co-intérprete de ‘Lo malo’ junto a Ana Guerra, como la propia cantante ha compartido en su “stories” de Instagram, etiquetando al propio Pablo Díaz-Reixa. ¿Qué traman Aitana y El Guincho? Hay pocas probabilidades que su colaboración vaya a estar relacionada con ‘Teléfono’, el single que publica Aitana la semana que viene, que imaginamos compuesto por los autores de ‘Despacito’ de Luis Fonsi y Daddy Yankee, pero quién sabe. ¿Le estará dando los toques finales? ¿Unas palmas añadidas? ¿Un trá trá?
El Guincho se dio a conocer en 2008 con su sonido tropical, concretamente con ‘Alegranza‘, uno de los mejores discos de la década pasada, que recibió la atención internacional de medios como Pitchfork. Le siguieron el más “pop” ‘Pop negro‘ y recientemente el fascinante y angular ‘Hiperasia‘. Ni en un millón de años habríamos imaginado que el autor de estos discos terminaría en el estudio con una finalista de OT, pero este OT ha sido diferente a los anteriores, si no que se lo digan a su flamante ganadora.
Sade ha publicado este año ‘Flower of the Universe’, su tema original para ‘Un pliegue en el tiempo’. Sin embargo, sigue sin haber noticias sobre el nuevo álbum de la artista, una de los más influyentes que ha producido el R&B, pese a que ya hace ocho años desde el lanzamiento de ‘Soldier of Love‘ (2010). De hecho, Sade es muy dada a dejar pasar mucho tiempo entre disco y disco, ya que entre ‘Love Deluxe’ (1992) y ‘Lovers Rock’ (2000) pasaron también ocho años, y entre ‘Lovers Rock’ y ‘Soldier of Love’ 10. En 2018, ¿es momento de un nuevo álbum de Sade?
Parece que sí y que lo habrá. Stuart Matthewman, integrante de la banda de Sade desde sus inicios, ha confirmado en Rated R&B que Sade se encuentra “trabajando en un nuevo álbum”. “Tenemos un puñado de canciones”, ha revelado, apuntando que cuando el grupo se sienta “contento” con el disco, lo publicará.
Matthewman ha indicado también que Sade no está interesada en la fama, solo en “publicar arte”, por lo que su proceso puede ser lento. “Cuando escribimos música lo hacemos para satisfacernos a nosotros mismos, entonces esperamos tener buen gusto y que a la gente le guste”, afirma, añadiendo que para el grupo no tiene sentido que su sello le imponga “fechas límite” para terminar un disco, ya que no son de “ayuda” a la hora de componer. Por lo menos, los fans de Sade ya pueden tener la certeza de que habrá nuevo disco de la artista… ¿también con la palabra “amor” en su título?
Sour Diesel es un conocido tipo de marihuana de la especie sativa, y ahora es también el título del nuevo single de Zayn, que acaba de estrenarse. Al contrario que singles como ‘Still Got Time’, ‘Let Me’ o ‘Entertainer’, ‘Sour Diesel’ presenta un punto mucho más rockero, recordando por momentos a Lenny Kravitz, a Prince y, por poner un ejemplo muy claro mucho más cercano en el tiempo, Miguel. Producen Rob Cavallo y Malay.
El tema se ha estrenado en las plataformas de streaming y también mediante videoclip, que de momento es exclusiva de Apple Music. El director británico Sing J. Lee (‘Now or Never’ de Halsey, ‘The Mother We Share’ de Chvrches) dirige la pieza, que vuelve a ser una superproducción llena de acción en la que Zayn encarna a un superhéroe y lucha contra varios enemigos, como relata Rap-Up.
Zayn sigue sin anunciar la continuación de ‘Mind of Mine‘. Últimamente ha publicado versiones de Beyoncé, Elvis Presley y Jhene Aikó y ha prometido que su álbum se “acerca”, pero a este paso sale antes el de Azealia Banks, y ya es decir.
A principios de año, Ciara protagonizaba una pequeña polémica en Twitter tras publicar el vídeo de un sermón del pastor John W. Gray III en el que este realizaba unas controvertidas declaraciones sobre el matrimonio entre hombre y mujer, usando además el hashtag #LevelUp (“sube el nivel”). En el vídeo, Gray afirmaba que una mujer es digna de matrimonio cuando un hombre “la encuentra”, y varios fans entendieron del hashtag de Ciara que, para la cantante, la mujer solo tiene valor dentro del matrimonio, y no por ella misma.
Ciara, quien está casada con el jugador de baloncesto Russell Wilson -tras divorciarse del rapero Future, con quien tiene un hijo- aclaraba su tuit poco después, apuntando que iba más por el hecho que ha descubierto que lo más importante en la vida es quererse a una misma, “esté casada o no”.
La cantante ha decidido ahora sacar tajada de esa polémica -o quizá estaba todo preparado- y ha publicado un nuevo single titulado, precisamente, ‘Level Up’, en el que canta sobre aprender de los errores del pasado y la importancia de quererse a una misma antes de buscar a un hombre. J.R. Rotem, productor de ‘SOS’ de Rihanna y ‘Beautiful Girls’ de Sean Kingston, entre otros, produce esta canción que rima “yummy” con “tummy” y que presenta un ritmo bailable totalmente desbocado, frenético, en el estilo Jersey Club, ornamentado además con el sonido de un xilófono. Su vídeo está coreografiado de principio a fin y, sí, por si se os había olvidado, Ciara sigue siendo una de las mejores bailarinas operando actualmente en el universo pop.
Mark Ronson ha hablado en The Times sobre la canción que Diplo y él -ambos Silk City- publicarán próximamente junto a Dua Lipa. Se titula ‘Electricity’ y es un tema de “música de piano house espiritual como el que se solía hacer”. Ronson apunta que, en ella, Lipa “suena imperiosa”, ya que cuenta con “una voz profunda y llena de alma que nos remonta a la época del gospel house”. Curiosamente, Florence Welch y Romy Madley Croft de The xx han participado en la canción como co-autoras, como reproduce Billboard.
¿Qué otras cosas trama Dua Lipa? La británica podría haber sido la cantante escogida para entonar la canción principal de la próxima película de James Bond, ‘Bond 25’, que llega a las salas americanas el 8 de noviembre de 2019. No lo ha dicho ella, sino un miembro de Years & Years, que habría chivado la noticia sin querer en la radio británica. “Pensé que nos lo pedirían a nosotros, pero al final lo hará Dua Lipa”, ha afirmado Mikey Goldsworthy, dejando atónito al locutor. Cuando este le comunica que acaba de revelar una exclusiva en la radio, el músico responde: “¿no lo podía decir? Eso es lo que he oído. Ahora me siento mal, quizás lo haya arruinado todo. Bueno, ¡con suerte nosotros la haremos ahora!”
Como es sabido, son varios los artistas que graban sus propias canciones de ‘James Bond’ antes que la definitiva sea seleccionada. Radiohead grabaron ‘Spectre‘ para la película a la que finalmente terminó poniendo canción Sam Smith con su oscarizada ‘The Writing’s on the Wall‘. Todo puede pasar en un año.
Este fin de semana -desde el jueves hasta el domingo, ambos incluidos como jornadas normales- se celebra una nueva edición del FIB, que contará con la presencia de artistas como Pet Shop Boys, The Killers, Belle & Sebastian, Metronomy, The Horrors, C. Tangana, Carolina Durante, La Plata, y un largo etcétera del que ya te hemos hablado. En este artículo repasamos otros 12 nombres menos conocidos pero en los que también merece la pena detenerse y a los que hay que sumar otros artistas habituales de nuestras páginas como Alma, Anna of the North, Fario, FAVX, Shame, etcétera. Foto de Leyya, por Gabriel Hyden.Textos: Raúl Guillén, Sebas E. Alonso.
Jueves (18:50): Nadia Sheikh
Una de las apuestas personales del FIB es la que realiza la organización por esta artista veinteañera medio española medio británica, residente en Londres, pero que está teniendo una especial repercusión en nuestro país debido a su inclusión en las playlists del Festival de Benicàssim. Singles como ‘Flip the Coin’ y ‘Going Down’ mantienen el nervio del rock noventero, entre la británica PJ Harvey y el grunge de los norteamericanos Hole.
Jueves (19:40): The Magic Gang
Esta primavera se publicaba el debut de este cuarteto de Brighton que ha seducido incluso a la siempre exigente periodista Laura Snapes de The Guardian, que también escribe para Pitchfork. La gracia de su disco es una serie de canciones que beben de los primeros Weezer, Teenage Fanclub o Cornershop y que también podrían recordar a los últimos Vaccines, que actúan un día después en el FIB.
Jueves (20.30): Her’s
Os hablamos de Her’s con motivo de su paso de Madrid Popfest en 2017. Se trata del dúo formado por el inglés Stephen Fitzpatrick y el noruego Audun Laading, que acabaron conociéndose en Liverpool. El año pasado publicaban un disco llamado ‘Songs of Her’s’, cuyos temas principales suman millones de reproducciones en Spotify, e ideal para amantes de los punteos a lo Smiths, pero sobre ambientaciones más abstractas y oníricas, cercanas a gente como Ariel Pink, Mac DeMarco, Sean Nicholas Savage o Little Joy, aquel proyecto paralelo de un miembro de los Strokes. Este mes han publicado un single nuevo llamado ‘Harvey’.
Viernes (18.15): Juanita Stein
Tras este exótico nombre se esconde la voz del grupo Howling Bells, que emprendió su carrera en solitario y el año pasado debutaba en solitario con ‘America’. Como su propio nombre indica, su proyecto personal está mucho más enraizado en el roots-rock que en el indie-rock expansivo del proyecto con su hermano Joel, situándose en un sugerente punto medio entre Lana del Rey (‘I’ll Cry’, ‘Not Paradise’) y Laura Cantrell (‘Someone Else’s Dime’). Este 2018, además de un EP de revisiones acústicas de aquellas canciones, ya ha publicado 4 nuevos singles que equilibran perfectamente pop y americana. Esperemos que el calor sea benévolo para disfrutar de su concierto abriendo el viernes (¡a las 18:15h!) el escenario Las Palmas.
Viernes (23.15): Palmistry
Resulta difícil de explicar que el proyecto del londinense Benjy Keating no esté triunfando a lo grande. ¿Quizá Atlantic, su sello multinacional, no le está dando la promoción que merece? Lo cierto es que pocas cosas podrían resultar más atractivas para aquellos que disfrutan tanto del future pop de los adalides de PC Music como de un buen perreo de canciones como ‘Lifted’ –madre mía lo que se pegan esos “m-hu, a-ha”…–, ‘Club Aso’, ‘Sip’ –todas ellas de su debut largo de 2017, ‘Pagan’– o ‘Memory Taffeta’. Inspirado en el neodancehall de artistas como Popcaan pero interpretado con cierta afectación y toque naif, Palmistry puede ser al dembow lo que James Blake al soul o lo que SOPHIE al pop. La noche del viernes en el South Beach Dance Stage será ocasión de verificar si está listo para explotar ese potencial.
Sábado (19.45): Oscar & The Wolf
Aunque no sea muy conocido en los países anglosajones o latinos, Oscar and the Wolf es toda una estrella en lugares como Turquía, Francia o Bélgica, donde su debut de 2014 fue doble platino y su reciente segundo álbum también ha sido disco de oro. Practica una mezcla entre electropop y pop ensoñador en la línea de Lana del Rey, como ponen sobre la mesa canciones como ‘Fever’ o ‘Runaway’, sus últimos singles. Teniendo en cuenta que ya ha llenado «arenas» para unas 13.000 personas en Centroeuropa, es posible que veamos más maneras sobre las tablas de las que imaginas para quien creías un desconocido.
Sábado (21.30): Leyya
Leyya son un dúo chico-chica residente en Viena que se define por alternar «el caos con la rutina», «el hombre con la mujer» y «el arte con el pop». Este año han publicado el que ha sido su segundo disco tras su debut ‘Spanish Disco’, llamado ‘Sauna’, en el que han incluido singles como el veraniego ‘Zoo’ o el sensual ‘Heat’. Leyya combina las sonoridades tibias de Lorde con el synth-pop de toda la vida dando lugar a una propuesta bastante singular que puede gustar a seguidores de Sofi Tukker, Delorean o Hot Chip.
Sábado (23.10): Bodega
Desde Brooklyn, el quinteto Bodega aúna estilos como el post punk, el hip hop, el kraut o el folk, actualizando el sonido de gente tan ambiciosa como Gang of Four o más recientemente LCD Soundystem. Seguro que a los seguidores de DFA apasionan singles como ‘How Did This Happen?!’ o ‘Jack In Titanic’. Por cierto, antes del FIB, podrás verlos el viernes 20 de julio en la Sala Sidecar de Barcelona.
Sábado (2.15): Hayden James
Hace 3 años que os hablamos por primera vez de Hayden James con motivo de una visita a RazzClubs. ¿Qué ha pasado con el australiano desde entonces? No ha habido disco, pero sí podemos decir que desde entonces ‘Something About You’ ha terminado de convertirse en un hit millonario (con y sin remezcla de Odesza), que ha participado en la composición del disco ‘Witness’ de Katy Perry -en concreto de ‘Déja-vu’, y que últimamente ha vuelto a conseguir otro top 40 en su país con la bailable ‘Just Friends’.
Sábado (4.30): Myd
El sábado cerrará de madrugada la programación del escenario South Beach el beatmaker francés Myd, que ha formado parte de proyectos como Club Cheval, o ha trabajado en beats utilizados por gente como Theophilus London y Kanye West. Por su parte trabaja con ritmos tropicales y veraniegos, como es el caso de su último sencillo ‘All Inclusive’, en el que tampoco falta el French Touch ni cierto aire a Sébastien Tellier, y del que acaba de lanzar remixes de Moodoid o Cassius.
Domingo (21.45): Jimothy Lacoste
Uno de los conciertos más divertidos y singulares de todo el Festival de Benicássim puede ser el que dé este rapero de Camden, Londres, aficionado a los ritmos mi-di y que, como canta en uno de sus últimos virales subidos a la red, «sabe hablar español». Jimothy Lacoste, cuyo verdadero nombre es Timothy Gonzales, ha ganado notoriedad en la red gracias al potencial de temas como el contundente y contagioso ‘Subway System’ o ‘FUTURE BAE’.
Domingo (23.00): Our Girl
No es casual que este trío de Brighton remita a The Big Moon: está comandado por la voz y la guitarra de Soph Nathan, miembro del quinteto femenino. Como el de su otro proyecto, el sonido de Our Girl se basa en un rock de querencia grunge/indie noventero, si acaso con un punto más oscuro y con la riqueza de sus guitarras como eje conductor. Su álbum debut ‘Stranger Today’, que llega el 17 de agosto, promete ser imprescindible para amantes del género.
El accidentado lanzamiento de ‘K.T.S.E.’ (“Keep That Same Energy”), el nuevo álbum de Teyana Taylor, y el último de la tanda de discos de 7 pistas y 20 minutos producidos por Kanye West que el rapero ha publicado en las recientes semanas a través de su sello, G.O.O.D. Music, casi nos hizo pensar que el disco no sería tan bueno. ¿Quizás habría salido primero y en mejores condiciones? Pero nada más lejos de la realidad: ‘K.T.S.E.’ es una pequeña maravilla del R&B contemporáneo (pronto, la reseña) y ‘Gonna Love Me’, su mejor canción.
El título de ‘Gonna Love Me’ y su gancho principal proceden de ‘I Gave To You’, el clásico de The Delfonics de 1970. También las guitarras acústicas de aquella canción parecen ejercer de base instrumental ante un sereno beat de hip-hop que recuerda a las producciones que solía realizar Kanye West para otros artistas a principios de siglo, como ‘I Want You’ de Janet Jackson (2004). ‘Gonna Love Me’ recupera ese espíritu romántico y otoñal que definió parte del R&B de aquella época, ahora mediante una voz portentosa como la de Teyana Taylor, que no podría cantar con más gusto ni sentimiento.
‘Gonna Love Me’ es una canción de amor de cabo a rabo, y de manera particular rompe una lanza por la buena comunicación en la pareja, manifestando en su letra una preocupación por esas veces en que “decimos cosas que realmente no pensamos” o “no decimos tanto como deberíamos”. “¿Por qué es tan difícil mantener el contacto cuando estamos tendidos el uno al lado del otro?”, se pregunta Teyana, que solo quiere “pasar las noches” con su amante y entregarse a ese “amor”, a esos “abrazos” y a esos “achuchones” que esquiva cuando piensa las cosas “demasiado”. Claramente se deja llevar por el amor -y nosotros con ella- en esta preciosa canción.
Seis años después, que se dice pronto, de ‘Sun‘, su último trabajo de estudio, Cat Power anuncia un nuevo álbum de cara al otoño. ‘Wanderer’ sale el 5 de octubre a través de Domino y contiene 11 pistas, una de las cuales, ‘Woman’, presenta un “featuring” de altura, el de Lana Del Rey, a quien Chan Marshall ha teloneado en su última gira mundial. Marshall lo presentará el 1 de noviembre en la Razzmatazz de Barcelona y el 2 de noviembre en Teatro Circo Price de Madrid.
Cat Power explica que ‘Wanderer’ es un disco dedicado “al rumbo que mi vida ha tomado en este viaje, yendo de pueblo en pueblo, con mi guitarra, contando una historia, con admiración hacia la gente que hizo lo mismo antes que yo”. Apunta: “Cantantes de folk, cantantes de blues y todo lo demás… Todos ellos fueron viajeros, y me siento afortunada de ser uno de ellos”.
‘Wanderer’, que se grabó entre Miami y Los Ángeles, se adelanta con un vídeo teaser en el que Cat Power aparece caminando por un enorme desierto, vestida de negro y portando unas flores blancas en la mano. Se puede escuchar lo que parece un fragmento de ‘Wanderer’, la canción que titula y abre el disco, aunque quizás sea en realidad la “outro” que lo cierra.
Actualización 18 de julio: ‘Wanderer’, la primera pista del disco, ya puede escucharse. Es una intro de 1 minuto y 14 segundos: lo que se ha oído en el tráiler.
‘Wanderer’:
01 Wanderer
02 In Your Face
03 You Get
04 Woman (Feat. Lana Del Rey)
05 Horizon
06 Stay
07 Black
08 Robbin Hood
09 Nothing Really Matters
10 Me Voy
11 Wanderer / Exit
En los últimos días se ha visto a Alberto Jiménez, líder de Miss Caffeína, bastante emocionado en las redes sociales hablando de lo que será la grabación de la continuación de ‘Detroit‘. El grupo tiene terminadas las composiciones del disco, planea grabar en septiembre y espera publicar el resultado a principios de 2019, como ha revelado Alberto a través del Stories de Instagram en los últimos días.
Finalmente anoche decidía escribir unos tuits sobre cómo ha sido el proceso de composición, muy distinto al de otras veces: «Me apetecía contaros que desde que Miss Caffeína empezamos a hacer giras siempre solía componer en el transcurso de estas, pero todo el primer año de la gira de ‘Detroit’ me bloqueé y no hice una sola canción en un año. Pensé que igual mi inspiración me había mandado a paseo. Pero cuando quedaban como 10 conciertos para terminar yo ya me había medio despedido de la gira. Es una cosa que hago siempre inconscientemente para que luego no me deje la bajona, mucha pena o me agobie. Y justo en ese momento empecé a hacer canciones sin parar. De eso han pasado ya 10 meses. De todas esas canciones hice una selección de las que más me gustaban para trabajarlas con mi amigo Sergio Delgado, alguna otras con Toni «Caffeína», y luego enseñarlas a mis compañeros de Miss Caffeína. A veces no sabes cuándo parar porque estás en racha y cuanto más haya donde elegir mucho mejor, pero ya os puedo decir que HE TERMINADO. Work done. En septiembre grabamos nuestro cuarto disco. Y vais a flipar también con los temas de mis compañeros». Con esto último seguramente se refiera a las composiciones de Sergio Sastre, también autor principal de la banda.
‘Detroit’, incluyendo temazos como ‘Mira cómo vuelo’ o ‘Ácido’, ha sido el mayor éxito del grupo, siento top 3 de ventas en España, lista en la cual resistió 25 semanas, además permaneciendo 35 semanas en el top 100 de la tabla de «streaming álbumes». Ahora solo cabe esperar averiguar cómo suena ese sucesor, si seguirá la senda synth-pop del anterior o abrirá nuevas vías para la formación.
Basta contemplar un par de vídeos de Sigrid para certificar que lo tiene y que ni Lorde ni la vitola “BBC Sound of 2018” se equivocan con la noruega. Uno es el de la interpretación de ‘Strangers’ con banda completa en el show de Graham Norton, en el que el escenario distribuido en distintas plataformas casi se le queda pequeño y no para de subir, bajar, bailar, mirar a la cámara… ¿Su voz? Prácticamente perfecta. Una presencia escénica y un magnetismo poco comunes en una cría de 22 años. Otro puede ser esta interpretación al piano de ‘Dynamite’, una de las canciones de su EP debut del pasado año: donde, estática, se centra en una interpretación vocal llena de matices, expresiva y desarmante a lo Adele sin necesidad de su potencia. Dos registros distintos pero compatibles que no dejan duda que estamos ante uno de los mayores talentos surgidos del pop en el último par de años. Ahora, cómo se traducirá esa capacidad a canciones, es harina de otro costal.
En su favor hay que contar que, tanto en aquel ‘Don’t Kill My Vibe EP’ como en este recién completado ‘Raw EP’ –ha ido sumando una canción al mes desde marzo–, Sigrid Solbakk co-escribe cada una de sus canciones (nada de campamentos de composición): junto a uno, máximo dos, de sus colaboradores habituales (Martin Sjølie y Odd Martin Skålnes, que también co-producen), o algún “invitado” como Jamie Hartman (Kylie Minogue, Christina Aguilera) o Emily Warren (‘New Rules’, Charli XCX, The Chainsmokers), su papel como autora es indiscutible. Con esto Solbakk consigue dotar a este disco de una personalidad propia –a medio camino del presente de Lorde y el pasado de Elton John– de la que pocas promesas del pop pueden presumir. Su reconocible estilo suena perfectamente vigente en una producción no demasiado esclava de la tendencia, pero deja la certeza, como muestra la sentida demo de ‘Focus7’, que cada una de estas 5 canciones es perfectamente defendible en una tesitura clásica, estrictamente al piano, como decía en el párrafo anterior.
‘Raw’, el tema titular –atención a esta versión prácticamente a pelo–, es el mejor ejemplo, con su producción a medio camino del hip hop (y el pop) contemporáneo y el rock. Un camino que también sigue, de manera aún más espectacular, ‘Schedules’, pero lo mismo podría decirse de la más pirotécnica ‘High Five’. La clave, claro, está en unas melodías siempre excitantes y trabajadas a fondo en versos, estribillos y puentes, a la antigua usanza. Esto deja la producción –atractiva, pero no decisiva en este caso– como una cuestión formal y anecdótica, cuyo mayor acierto consiste en realzar ese estilo vocal infraproducido –“crudo” como sugiere el título del disco– que se convierte en su gran seña de identidad. Sólo cabe poner en tela de juicio el tratamiento del medio tiempo ‘I Don’t Want To Know’, con esa tesitura meliflua, telefilmesca, edsheeranesca, decepcionante en fin. Eso y el hecho de haber privado a este conjunto de la enorme ‘Strangers’ –extrañamente, ha quedado como un single entre EPs– son los únicos puntos débiles de un disco que no sólo presenta un vibrante presente sino que también alimenta grandes esperanzas de futuro.
Calificación: 7,5/10 Lo mejor: ‘Schedules’, ‘Raw’, ‘High Five’ Te gustará si te gustan: Lorde, Julia Michaels, Adele Escúchalo: Spotify
Cliff Richard ha ganado su batalla legal contra la BBC, y el tribunal ha decidido que debe recibir 210.000 libras por lo que se ha dañado su imagen.
Los hechos se remiten a 2014, cuando la cadena británica grabó un reportaje sobre abusos de menores en la puerta de la casa de Cliff Richard. La decisión de la cadena se debió a que la casa del artista fue registrada por la policía tras saltar el escándalo de abusos de Jimmy Savile. No se encontró nada, por lo que Richard consideró la decisión de la BBC como una «invasión grave de su privacidad», y además nunca ha sido arrestado o acusado de ningún cargo.
La BBC pidió disculpas pero no fue suficiente para el cantante, que decidió denunciar. Además, se ha publicado la declaración de Cliff Richard en 80 puntos en los que narra cómo fue asediado por la prensa o cómo afectó aquel episodio a su salud. «Se me dibujó como violador de niños delante de todo el mundo cuando la policía todavía ni siquiera me había preguntado» es uno de sus alegatos finales. El juez le ha dado la razón según informa ahora la propia BBC, revelando que se han dañado los derechos de privacidad de Cliff Richard de manera «grave» y «sensacionalista».
Aitana, co-intérprete de ‘Lo malo’, a todas luces una de las canciones del verano, sacará su próximo single en solitario la semana que viene, el viernes 27 de julio, según la propia artista acaba de anunciar en las redes sociales, donde ha colgado la portada de este sencillo. Se llamará ‘Teléfono’ (dudamos de que haya referencias u homenajes al clásico de Lady Gaga y Beyoncé o a ‘ET’) y vendrá acompañado de un vídeo que se lanzará a la vez.
Se desconoce quién ha producido el nuevo single de Aitana, si bien el pasado mes de abril la veíamos posando en el estudio de grabación con Mauricio Rengifo y Andrés Torres, los productores de ‘Despacito’ de Luis Fonsi con Daddy Yankee, y acto seguido de la también triunfal ‘Échame la culpa’. Mauricio y Andrés también han trabajado con Morat o OneRepublic, por lo que se desconoce qué deriva artística puede ocultar esta colaboración, que tampoco sabemos si será ‘Teléfono’.
La diosa Ariana, bailes rituales, premoniciones de muerte, la gran Elisabeth Moss y Bigas Luna como tendencia veraniega. Seguimos sacando punta y señalando referentes estéticos de algunos de los vídeos musicales más destacados de las últimas semanas.
‘God is a woman’, Ariana Grande
Ariana moviendo una galaxia con la cintura como si fuera un hula hoop. Con esta imagen tan poderosa, que estalla en significados como si fuera un Big Bang, comienza ‘God Is a Woman’, el nuevo vídeo de Dave Meyers para la cantante de Miami. Dios, mujer. Estos dos conceptos articulan la simbología –religiosa, femenina y sexual- de este videoclip lleno de riqueza estilística y semántica. Ariana como diosa: ojo panóptico (el triángulo), luz creadora (la llama de la vela) y poderosa deidad capaz de provocar huracanes masturbando al mundo con los dedos. Ariana como mujer: sexual y maternal (las múltiples referencias vaginales, uterinas y a la fertilidad), víctima de la violencia machista (la fabulosa secuencia de la lapidación arrojando insultos), insumisa (el plano con las mujeres dadas la vuelta que recuerda al de los soldados de ‘Dunkerque’ y al cartel de la cuarta temporada de ‘Homeland’), guerrera (Ariana rompiendo el “techo de cristal” de la desigualdad de género en un panteón-útero inspirado en el de Agripa mientras Madonna recita el Ezequiel 25:17 inventado por Tarantino en ‘Pulp Fiction’) y faro que ilumina un nuevo mundo. Un mundo en el que Dios y Adán son mujeres.
‘Big God’, Florence + The Machine
El lanzamiento de ‘Big God’ ha coincidido con la visita a Barcelona (Festival Grec) y Madrid (Circo Price) de Akram Khan, el creador de la espectacular coreografía que protagoniza este vídeo. Como es habitual en sus representaciones, el creador londinense de origen bangladesí fusiona la danza contemporánea con el kathak, uno de los bailes clásicos del norte de la India. El vídeo, dirigido por Autumn de Wilde (fotógrafa y realizadora habitual de los vídeos de Beck o Rilo Kiley), comienza con un travelling de aproximación en el que vemos a Florence Welch acompañada de ocho bailarinas. En sintonía con la letra de la canción, la puesta en escena privilegia ciertos elementos de la iconografía religiosa. Las nueve mujeres parecen caminar sobre unas aguas que bien podrían evocar las del Ganges, el río sagrado de los hindúes que baña el país de origen de Khan. La coreografía representa este baño ritual combinando de forma muy eficaz los poderosos movimientos de las bailarinas con los colores de los velos y sus reflejos en el agua. El momento álgido del vídeo, situado estratégicamente a la mitad, es la inesperada ascensión de las ocho bailarinas. Una poética asunción que viene a reforzar aún más el carácter religioso del vídeo.
‘SAD!’, XXXTENTACION
El argumento de ‘SAD!’ está más visto que una serie del canal FDF. Ideado por el propio protagonista del vídeo, el rapero Jahseh Dwayne Onfroy, la lucha contra un doppelgänger como metáfora de un conflicto interno o de la premonición de la propia muerte ha servido como combustible dramático en todo tipo de narraciones, con especial énfasis a partir del Romanticismo. Desde clásicos literarios como Hoffman (‘El hombre de arena’), Poe (‘William Wilson’) o Dostoievski (‘El doble’), hasta la película ‘Enemy’, de Denis Villeneuve o el videoclip ‘Die Another Day’ de Madonna, el arquetipo del doble ha dado mucho juego en la ficción. Lo que diferencia al vídeo de XXXTENTACION de todos los demás es que, en su caso, la ficción se ha hecho realidad. En una siniestra y desgraciada carambola del destino, Onfroy filmó un presagio de muerte –verse a sí mismo el día de su funeral- que ha terminado cumpliéndose. A través de una retórica visual algo pomposa, acrecentada por unos omnipresentes y un poco turra subtítulos, el rapero escenifica su conflicto identitario. Una dualidad que también está presente en la puesta en escena: las ceremoniosas imágenes del funeral y los cara a cara con la muerte contra las furiosas secuencias de las peleas callejeras.
‘Bien duro’, C. Tangana
¿Cómo trasladar la caligrafía visual y los patrones narrativos de los videoclips de (t)raperos estadounidenses a la realidad sociomusical española? Esta pregunta, que seguro se han hecho muchos realizadores españoles, ha tenido en ‘Bien duro’ una respuesta muy cinematográfica. El referente más obvio del vídeo de C. Tangana es el cine quinqui de finales de los setenta; aquellas historias de delincuentes de barrio que, al ritmo de Los Chichos o Los Chunguitos, daban pequeños palos, huían en coches robados y se metían jaco en los descampados de las grandes ciudades. Sin embargo, a pesar de algunos guiños explícitos –el cedé ‘De pura sangre’, los trompos en el coche, las escenas en La Mina de Sant Adrià de Besòs, el barrio de El Torete y El Vaquilla- ‘Bien duro’ está más cerca de la estilización de lo cañí del cine de Bigas Luna que del costumbrismo semidocumental de las películas de Eloy de la Iglesia y Juan Antonio de la Loma. O, por centrarnos en el ámbito del videoclip, más cerca del reciente ‘Malamente’, de Rosalía, que de los vídeos de El Coleta. Antón Álvarez, caracterizado como una mezcla de rapero californiano con pitbull y chuloputas de Moratalaz, protagoniza esta historia de infidelidad y drogas que parece buscar la provocación por el camino abierto hace quince años por el Yoyas.
‘Girl’, The Parrots
Y seguimos con Bigas Luna, convertido ya casi en “tendencia de verano” del videoclip español. La sombra de ‘Jamón, Jamón’ planea sobre el vídeo ‘Girl’ como el toro de Osborne sobre las carreteras de media España. El director Héctor Herce, conocido por vídeos como ‘Los chikos de Madriz’ (C. Tangana) o ‘Duele’ (Ms Nina), reproduce la iconografía de la emblemática película de Bigas y su esquema argumental, el triángulo amoroso. Sin embargo, “pinta” su narración y su inconfundible estética con otros colores: los de la sesentera nouvelle vague (no es casualidad el póster de ‘Alphaville’ que aparece al principio) y los del cine de Wes Anderson. A través de un dispositivo formal muy estilizado, con una combinación de planos en formato 4:3, la mayoría frontales y con los actores mirando a la cámara, el director narra una historia de cine negro donde una femme fatale (la televisiva Claudia Traisac) lleva por la calle de la amargura, del delito y del crimen, a los dos integrantes de The Parrots. Un colorista neo-noir, tan libre y atípico como los que filmaba Godard.
‘On The Nature Of Daylight’, Max Richter
Una llamada de teléfono de madrugada. Este hecho, casi siempre cargado de funestas consecuencias, es el que pone en marcha el vídeo que acompaña la reedición de ‘The Blue Notebooks’, uno de los discos más memorables del compositor Max Richter. El británico George Belfield, conocido por sus videoclips para Tom Odell y Arthur Beatrice, dirige a la gran Elisabeth Moss (‘El cuento de la criada’, ‘Queen of Earth’) en este emotivo corto que utiliza el fuera de campo como poderosa figura de estilo. La protagonista cuelga el teléfono y, a través de un cambio de foco que difumina todo lo que sucede en segundo plano, el mundo desaparece a su alrededor. No sabemos cuál es el contenido de la llamada, pero no hace falta: será el rostro de la actriz, cada vez más compungido, quien nos lo irá contando. La cámara se acerca a ella en el primer minuto de película y apenas la abandona hasta el catártico contrapicado plano final. Un nocturno deambular por calles y descampados, que sirve como expresivo eupéptico para el shock emocional, y que recuerda a otras famosas caminatas rebosantes de dolor, como la de Gina McKee en ‘Wonderland’ o la de Juliette Binoche en ‘Azul’.
Los canadienses Metric estrenan nuevo vídeo como avance de su séptimo disco de estudio, que saldrá el próximo 21 de septiembre si bien aún no le han puesto nombre. Es un videoclip rodado con iPhone para un tema incisivo de post-grunge contagioso llamado ‘Dark Saturday’, que ya has podido oír en nuestra playlist de novedades «Ready for the Weekend» y según la líder del grupo Emily Haines, “es un aviso de que nuestras guitarras vuelven con fuerza (…) La canción representa una escena de la vida nocturna distópica de llamativa riqueza donde chicas ignorantes dicen cosas nauseabundas como: «Soy tan rica que todo es gratis””. Una frase que aparece expresamente en la letra, que reivindica la vida genuina.
Además, la nota de prensa avanza que, por primera vez en 3 álbumes, el guitarrista Jimmy Shaw no ha co-producido este nuevo trabajo, sino que lo ha hecho Justin Meldal-Johnsen, conocido por sus labores con M83, Beck y Nine Inch Nails. El álbum ha sido grabado en el estudio propio de la banda Giant Studio, en Toronto, y mezclado por Tony Hoffer (Phoenix, Depeche Mode y Air). El propio Jimmy Shaw está muy satisfecho con su sustitución: “Justin era justo lo que necesitábamos en un productor. Realmente vio a cada miembro de la banda cara a cara y fue capaz de capturar lo que cada uno hace mejor. Y nosotros pudimos concentrarnos solo en tocar, como al principio. Hacer este álbum nos ha unido de una manera como no habíamos estado durante bastante tiempo y creo que se puede percibir en la música”.
Metric también anuncian una gira que les traerá el 10 de noviembre a Madrid y el 11 de noviembre a Barcelona, si bien las entradas salen a la venta esta misma semana. Los shows serán en Ocho y Medio (Sala But) y Bikini, respectivamente.
Katy Perry comienza la semana que viene las presentaciones australianas de su disco ‘Witness’, aquellas que promocionó un año ha cazando koalas. Para promocionarla la cantante ha concedido una entrevista a Vogue Australia y ha hablado abiertamente sobre la mala recepción que tuvo el álbum, reconociendo que ha estado a las puertas de la depresión. «He tenido episodios circunstanciales de depresión, tuve el corazón roto el año pasado porque, inconscientemente, daba muchísima importancia a la reacción del público, y el público no reaccionó como yo esperaba, lo que me rompió el corazón».
Continúa: «La música es lo más importante para mí y creo que el universo me estaba diciendo: «OK, estás diciendo todo esto sobre quererse a uno mismo y la autenticidad, pero te vamos a hacer pasar otro examen y vamos a quitarte cualquier tipo de cheque en blanco. Así comprobaremos cuánto de verdad te quieres a ti misma». En la entrevista se revela que el pasado mes de enero pasó una semana siguiendo un programa del Instituto Hoffman de California, donde los participantes identifican comportamientos negativos y maneras de pensar desarrolladas inconscientemente de niños. En otras partes de la entrevista, Perry habla sobre cómo la gira de ‘Witness’ muestra sus diferentes personalidades, incluida la «nerd», que identifica con el famoso tiburón de la Super Bowl.
‘Witness’ ha vendido aproximadamente 1 millón de copias, un tercio que ‘Prism’, incluso a pesar de los resultados más que aceptables de ‘Chained to the Rhythm’ y ‘Swish Swish’, a la postre oro, platino o incluso multiplatino en los territorios más importantes. Un magnate de su sello Capitol hablaba abiertamente de «un plan» para resituar la marca Katy Perry, tras la tibia recepción del disco.
Pi Ja Ma / Ponytail: Aires girl-group en esta gran canción perpetrada por Pi Ja Ma, el proyecto de la francesa Pauline de Tarragon, sobre la que también se asoma algún eco de Stereolab. SOPHIE / Immaterial: El esperado disco de SOPHIE, ‘Oil of Every Pearl’s Insides‘, no ha decepcionado, incluyendo temas ya conocidos como ‘It’s OK To Cry’ o ‘Ponyboy’ pero también nuevos trallazos como ‘Immaterial’. St Vincent / Fast Slow Disco: Nueva vida, y muy diferente, ahora inmersa en pistas de baile electro, para una de las canciones del disco de St Vincent del año pasado. Mitski / Nobody: El nuevo single de Mitski, que sucede al espléndido ‘Geyser’, te gustará si te gusta… ¡la vieja St Vincent! Villagers / A Trick of the Light: Maravilloso avance, entre místico y humorístico, del disco que Villagers publica el próximo mes de septiembre. The Lemon Twigs / If You Give Enough: El próximo disco de The Lemon Twigs se titula ‘Go To School’ y se trata de una especie de musical de Broadway que narra el paso de la infancia a la edad adulta de Shane de un mono. El primer adelanto tiene -sí- sabor a musical clásico. Nacho Vegas, Cristina Martínez / La última atrocidad: Divertidísimo dúo entre Nacho Vegas y la líder de El Columpio Asesino, casi en plan Pimpinela, que incluye malas comidas de coño, extraído del Recomendado ‘Violética‘. Spiritualized / I’m Your Man: Calmado pero intenso single de presentación de lo nuevo de Spiritualized, a la venta el 7 de septiembre. Ariana Grande / God Is a Woman: Nuevo avance del álbum que sale el próximo mes de Ariana Grande, este dedicado a la reivindicación de la figura femenina. Zazie / Speed: Imperdible canción in crescendo de la cantante francesa Zazie, que anuncia disco tras haber revivido a los 50 en la edición francesa de ‘La Voz’.
Let’s Eat Grandma / I Will Be Waiting: El que es uno de nuestros grupos favoritos ahora mismo tras la edición del fantástico ‘I’m All Ears‘ vuelve a nuestra playlist mensual por tercera vez, ahora con el también in crescendo ‘I Will Be Waiting’. Jain / Alright: La francesa Jain ha demostrado con creces en Mad Cool que lo suyo no es flor de un día: su show fue excelente y el adelanto de su nuevo álbum advierte también de grandes cosas por venir. Girl Unit, Kelela / WYWD (remix): Kelela se entrega a los ritmos más sensuales del house noventero en este supuesto remix en el que no renuncia a las texturas R&B. Bad Gyal, Jam City, Dubbel Dutch / Internationally: Nuevo single de la exitosa mixtape que Bad Gyal ha sacado este año, ‘Worldwide Angel‘. C. Tangana / Bien duro: Nuevo éxito suelto de C. Tangana, apenas unos meses después de ‘Avida Dollars’. Ya es top 10 en España con la producción de DVLP. Pusha T / If You Know You Know: Enorme presentación del disco de 7 canciones producido por Kanye West que ha publicado Pusha T, para el que además ha realizado un vídeo de temática policial. The Carters / APESHIT: Single oficial, en la estela de ‘Formation’, del disco conjunto que han editado Beyoncé y Jay-Z, el notable ‘Everything Is Love‘. Carolina Durante / El himno titular: Punky canción improvisada en torno al Mundial de Fútbol por parte de los autores de ‘Cayetano’. Niño de Elche / Fandango cubista de Pepe Marchena: Una de las muchas canciones disfrutables por separado del tochazo que ha publicado Niño de Elche, ‘Antología del Cante Flamenco Heterodoxo‘, es este fandanguillo grabado en plan lo-fi que incluye un solo de corneta. El disco lo puntuábamos con un 10 sobre 10. The Kooks / All the Time: Uno de los notables adelantos de lo próximo de The Kooks es este ‘All the Time’ de estribillo explosivo y ochentero que seguro que sonará de maravilla esta semana en el FIB.
Lidia Damunt / El túnel: Loco single con incontables influencias, en la estela de los of Montreal más osados, de la talentosa Lidia Damunt. HMLTD / Proxy Love: También of Montreal, pero además Chemical Brothers, Trans-X o Village People pueden ser mencionados en relación al sonido de este frenético tema de HMLTD. Novedades Carminha / Verbena: Los autores de ‘Te quiero igual’ han vuelto con un veraniego tema para el que además han montado una playlist ad hoc para JENESAISPOP. Fantasmamidi / Mortal: Discos de Kirlian presenta el disco de este proyecto murciano en el que no faltan las referencias al indie pop de los años 80. Delaporte / Azul marino: El dúo italo-español continúa adelante con su personal pop electrónico experimental-pero-asequible, tras el pelotazo dado con ‘Un jardín’. Angèle / La Thune: Seguimos con la delicia estética de Angèle, que ya acumula millones de reproducciones con temas como ‘La loi de Murphy’ y ‘Je veux tes yeux’. Agost / Heh: Estrenamos el vídeo de la banda revelación catalana Agost, con ecos de Beach House o Slowdive. Róisín Murphy / Plaything: Róisín, que acaba de cumplir 45 años rodeada de polémica al enfrentarse a los medios por no dar cobertura a sus canciones, ha publicado un single solo relativamente asequible de house. Mala Rodríguez / Gitanas: Esperado regreso de Mala Rodríguez tras varias colaboraciones comerciales con Juan Magan y Beatriz Luengo, y otras más interesantes con Ibeyi. Rival Consoles / Hidden: Joya «escondida» en el recomendable último disco de Rival Consoles, ‘Persona‘.
Los streamings que genera Drake son tan astronómicos que en su caso sí equivalen a ventas bastante millonarias. ‘Scorpion’, su nuevo álbum, ha sido obviamente número 1 en Estados Unidos con cifras altísimas, ayudado por una promo invasiva en Spotify, pero también por una generación que adora todo lo que hace y por la estrategia de incluir hasta 25 temas en el largo. Así, se batió el récord de Spotify de streamings diarios para un álbum, al sobrepasarse los 132,45 millones, hasta ahora ostentado por Post Malone con su último álbum.
Billboard reportaba que Drake vendía esta vez durante la primera semana lo equivalente a 732.000 unidades. De ellas, 160.000 eran descargas tradicionales de plataformas tipo iTunes. En la segunda semana, apenas ha habido un descenso del 55%, lo cual es un dato muy positivo, 335.000 unidades. ’Scorpion’ también ha sido número 1 en Australia, Canadá, Dinamarca, Holanda, Irlanda, Noruega o Reino Unido, acabando con ese aura de artista local que tuvo un día Drake. En España, el disco ha sido número 2 en streaming y en su segunda semana tan solo baja al número 3.
Mediatraffic situaba las ventas mundiales de ‘Scorpion’ durante la primera semana en lo equivalente a casi un millón, 957.000 unidades, que en la hora de redacción de esta noticia ya serán más bien 1,5 millones. Una salvajada para el año que corre que garantiza a Drake un lugar privilegiado en la lista de lo más vendido de 2018. De hecho, puede ser número 1 anual teniendo en cuenta la larga vida que espera al álbum a tenor de la buena acogida espontánea de canciones como ‘In My Feelings’, ‘Don’t Matter to Me’ y ‘Nonstop’. ¿Sigue siendo noticia el éxito de Drake? Desde luego que sí: las cifras son enormes y el mercado ha probado que nunca se debe dar nada por garantizado. Torres más altas han caído.
Flops
Otro caso muy distinto es el de Christina Aguilera. ‘Liberation’ ha sido de nuevo un fracaso comercial, pero era muy marciano esperar que fuera un exitazo. Hace más de una década de su último álbum con resultados dignos, que podríamos considerar ‘Back to Basics’ en 2006, ‘Lotus’ no recuperó especialmente el público que perdió con ‘Bionic’ y ‘Liberation’ no ha contado con ningún single de éxito. Si Christina Aguilera no ha logrado ni entrar en el Billboard Hot 100 ni con la despampanante ‘Accelerate’ ni con una balada junto a Demi Lovato promocionada con un vídeo de correcta factura y una actuación televisiva… ¿exactamente qué cabía esperar?
Con un apoyo de las radios equivalente a 0, ha pasado lo que tenía que pasar. ‘Liberation’ solo ha sido número 1 en España, país donde en su cuarta semana baja al puesto 66; el álbum ha sido top 6 en Estados Unidos, pero ha desaparecido de todo el Billboard 200 tan solo después de dos semanas, y lo mismo puede decirse del top 100 británico, donde alcanzó el número 17. ¿De verdad alguien esperaba que 6 añazos después de su último disco, las masas se acercaran al nuevo álbum de Aguilera solo porque es su disco mejor valorado en Metacritic (por cierto el álbum de Aguilera tiene más nota que el de Drake)? ¿Hasta cuándo tendrá gracia o será noticiable apuntar a los fracasos comerciales de la artista?
De todos es conocido el giro a lo conservador de Fabio McNamara, pareja musical de Almodóvar en el famoso dúo de los 80, y autor junto a Luis Miguélez del sublime ‘Rockstation’. En los últimos años le hemos escuchado contar cómo iba a misa a diario, confesar su admiración por Esperanza Aguirre o directamente hablar contra el aborto y los homosexuales (pidió «que los gays se olviden de ser gays y se echen una novia (…), y si no les apetece, que se tomen algo para que les entren ganas”), provocando la respuesta decepcionada de los Almodóvar.
La cosa ha dado un paso más cuando TV3 ha emitido este fin de semana imágenes de unos manifestantes protestando en el Valle de los Caídos contra el traslado de los restos de Franco. Una iniciativa que se aprobó durante el mandato del antiguo gobierno del PP, con la abstención de este partido y una mayoría absoluta de votos a favor. McNamara aparece en las imágenes portando una bandera franquista, hasta que uno de los asistentes le invita a guardársela, como se ve en el vídeo e indican los compañeros de Amenzing, que además han hecho un gif.
Posteriormente ha aparecido en redes un vídeo en el que McNamara pide acudir a dicha manifestación. Este es su discurso: “Vamos todos el día 15 al Valle de los Caídos. Esta es una Guerra Santa. Es una cruzada por España y por su liberación para aplastar al enemigo y para que el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María triunfen en España. Y para que Franco resucite, salga vivo y sea nuestro caudillo. Franco no ha muerto. Franco vive. Viva España, arriba España. Todos el día 15 en El Valle de los Caídos. El Valle de los Caídos y su cruz serán eternas. Las fuerzas del mal no la podrán destruir. ¿Por qué? Porque Dios es el todopoderoso. Amén. Amén”.
McNamara, otrora conocido por sus letras transgresoras sobre la comunidad gay, parece haber radicalizado sus ideas durante los últimos años hacia lo conservador… porque, ¿en ningún lugar de esa cabeza cabe que esto sea una especie de performance transgresora, verdad?
El régimen franquista modificó la Ley de Vagos y Maleantes para incluir la represión de los homosexuales justo el mismo día en que tenía lugar esta manifestación, el 15 de julio, pero de 1954. El artículo segundo incluía expresamente mención a «homosexuales, rufianes y proxenetas» mientras que el artículo sexto proponía internar a los homosexuales, entre otros, «en un establecimiento de trabajo o colonia agrícola», en «instituciones especiales» y «con absoluta separación de los demás». También hablaba de «prohibición de residir en determinado lugar o territorio y obligación de declarar su domicilio» para estas personas.
En 1970 fue sustituida y derogada por la ley sobre peligrosidad y rehabilitación social, incluyendo penas de hasta cinco años de internamiento en cárceles o manicomios para los homosexuales. Durante el período democrático esta ley no se aplicó pero no fue derogada hasta el año 1995.
El pueblo ha hablado y pese a que los adelantos de ‘Violética‘ fueron ‘Ser árbol’ e ‘Ideología’, la canción que más se está viralizando, y con razón, extraída del último disco de Nacho Vegas, es ‘La última atrocidad’. Se trata de un dúo con Cristina Martínez de El Columpio Asesino, en el que cabe lo mismo la distorsión que el reproche, lo mismo la ruptura que el sentido del humor.
El simple uso de la palabra «atrocidad» tiene bastante gracia, si recordamos que Christina Rosenvinge comenzaba una canción de su disco ‘Tu labio superior’, cantando precisamente: «Estoy en tu portal planeando una atrocidad». Disco en el que Vegas hacía coros tras el EP conjunto ‘Un verano fatal’. Esta es otra canción «fatal» junto a otra Cristina en la que ella no se corta un pelo, mandando a paseo a su interlocutor masculino, que proponía «volver a empezar de cero». Y ella responde, con guasa: «Estoy de acuerdo cariño empecemos, pues, de cero / Ni nos conocemos ni nos conoceremos». Luego añade: «Lo que se ha agotado, cielo, y no te has enterado / Es mi amor por ti, hemos terminado». Aunque lo mejor es «Que si llevamos, tesoro, más de cinco otoños / Y aún no aprendiste ni a comerme bien el coño». ¿No ha quedado claro el mensaje contra el patriarcado? Pues ahí va otro: «Se me ocurre algo si tan fácil me lo pones / ¿Por qué, dulzura, no te cortas los cojones?».
Así hablaba Nacho Vegas cuando le preguntábamos sobre el paso de lo pimpinelesco a lo político: «Me he encontrado con que una de las máximas de la izquierda que más me apela es “lo personal es político”. Es lo que más me diferencia de la gente que es de derechas, con la que hablo o puedo tener buena relación, que creen que hay que diferenciar entre lo político y lo personal. Me di cuenta que hacer una canción política no tienes porque hablar de consignas, ni de lemas. Puedes hablar de una historia de amor y, si es un amor real, ubicado en un mundo real, con unos personajes reales que viven ese amor con las dificultades que entrañan determinadas circunstancias sociales, ya es una canción que tiene una dimensión social. Y creo que eso ya lo hice antes, en canciones de otros discos míos».
Añade sobre el caso concreto de ‘La última atrocidad’: «Es verdad que la parte de la letra que le pasé a Cris (Ndr: Cristina Martínez, de El Columpio Asesino) no era para que la cantara simplemente como una colaboración más, sino para que se hiciera con ella, la interpretara y creara al personaje. De hecho, ella me decía que creía que cabían dos personajes: uno sería cantarlo desde el punto de vista de la mujer despechada y, otro, de la mujer castigadora, por decirlo de alguna manera. Igual no utilizó esas palabras y es un poco reduccionista esto, pero bueno, ella utilizó ese segundo personaje que yo creo que le va estupendamente [a la canción]. Es una canción escrita por mí, pero la interpretación de Cristina se hace tan importante como la propia escritura, es la que le da ese carácter».
‘La última atrocidad’ termina siendo una de las canciones más Gainsbourg de Nacho Vegas, al que siempre se pareció un poquito en timbre. A él recuerda el efecto chico-chica y sobre todo esa ambientación de rock decadente, envolviendo a un crooner que suponemos acabado. Aunque la masterización del disco del artista no parece, al menos en la versión digital, la más limpia, la composición está llena de vigor, buscando el «crescendo» en las guitarras y coros finales tras haber apostado por un adictivo ritmo de baterías y guitarrazos. Una de las grandes canciones de su carrera, de las que además no duele escuchar en bucle.
Hoy ‘Vis a Vis’ es noticia porque FOX y Globomedia han confirmado que Míriam Rodríguez, quien se diera a conocer en Operación Triunfo 2017, participa en el rodaje de la cuarta temporada de la serie, que se rueda estas semanas en Madrid. La cantante entonaba el tema oficial de la tercera temporada, una balada llamada ‘Hay algo en mí’ que pretendía realzar «la libertad, la valentía y fuerza de la mujer». La noticia ha convertido a Míriam en «trending topic», si bien desde la web oficial de Fox, puede leerse claramente que se tratará de un «breve cameo». En concreto durante una secuencia en la que un coro de presas realiza una actuación en el centro penitenciario Cruz del Norte. Será una iniciativa impulsada por Palacios, el funcionario interpretado por Alberto Velasco, quien también reaparecerá en esta nueva temporada.
La noticia sirve para rectificar la paupérrima valoración que hicimos de la serie cuando la segunda temporada daba sus últimos coletazos aparentemente sin nuevas ideas, y cuando la tercera comenzaba ya fuera de Antena 3. En aquel momento parecía que los guiones recurrirían a demasiados trucos ya vistos, situaciones ya vividas, nuevos protagonistas con perfiles parecidos a los que ya todos conocíamos, etcétera. Sin embargo, la tercera temporada no podía evolucionar de mejor manera tras el decepcionante primer episodio de esa tanda, dejando después algunos de los mejores momentos de toda la serie.
Prescindiendo (¿momentáneamente?) incluso de protagonistas principales, cargándose a personajes con bastante protagonismo, exhibiendo escenas próximas al gore como pocas series de este país se han atrevido a hacer, poniendo a Najwa a bailar en una de sus mejores escenas y planteando algún que otro giro de guión, ‘Vis a Vis’ ha vuelto a conquistarnos en esta última tercera temporada, cuando ya no dábamos un duro por ella. Tras el final visto de momento, un tanto cliffhanger, y las primeras noticias sobre el regreso de cierto personaje, el hype en torno al regreso de la serie está por las nubes. Grandes cosas pueden salir si el equipo de guionistas permanece tan inspirado como este último año y si los capítulos siguen sin alargarse más allá de lo necesario. Saldremos de dudas ya en 2019.