Agoney debe estar living hoy al saber que Muse han lanzado un nuevo single. Se trata de ‘Thought Companion’, tema que por el momento no se anuncia como parte de un nuevo álbum del grupo británico. Estamos ante una canción típicamente Muse, rock épico-apocalíptico presto para el lucimiento vocal de Matt Bellamy, esta vez con una cadencia de medio tiempo bastante aburridilla. Baste decir que su videoclip es bastante más entretenido de mirar que la escucha del propio tema.
Y eso que la estética post-‘Drive’ y post-‘Stranger Things’, rebosante de neón, que emplea Lance Drake a estas alturas está más vista que el hilo gris. Sin embargo, resulta bastante ameno detectar los múltiples guiños a blockbusters y vídeoclips de los 80 poco disimulados en él, desde ‘Thriller’ a ‘Footloose’ pasando por ‘Jóvenes ocultos’ o ‘Regreso al futuro’. Además, a su manera, traslada a imágenes el sentido de la letra de la canción, que Bellamy explica: “es sobre cómo los pensamientos, ideas y creencias de otros pueden a veces infectar tu mente, meterse en tu cabeza y cambiar tu propia manera de pensar”.
Muse lanzaron el pasado año ‘Dig Down’, su single aparentemente anti-Trump que más tarde confirmaron no era parte de su próximo disco, el cual sí llegará previsiblemente a lo largo de este 2018. Sucedería a ‘Drones‘, publicado en 2015.
Los seguidores de la televisión de consumo rápido y sucio en forma de realities, talent-shows y productos similares –por el interés que despiertan nuestros foros de televisión, nos consta que sois muchos por aquí– conocen bien a Elettra Lamborghini por su presencia en realities como ‘Super Shore’ de MTV o el último ‘Gran Hermano VIP’. Pero ahora la nieta del fundador del imperio de los coches de superlujo que le dan apellido ha decidido no conformarse con ser carne de portada de Playboy o Interviú (DEP).
Elettra se ha lanzado al mundo del pop con un single llamado escueta y tontamente ‘Pem Pem’, que esconde una onomatopeya sexual: “yo sé que es así, solo en la noche me llama, me invita a su casa, quiere fumar marihuana, quiere llevarme a su cama para hacer pem, pemperepempempem, pemperepempempem”. Todas las alarmas de “subproducto” musical podrían encenderse ante los indicadores, pero quizá sea precipitado, porque lo cierto es que esta producción del argentino afincado en Italia Shablo no está nada mal.
Se trata de un tema de base dancehall-reggaetonera, pero con un buen trabajo de guitarras de inspiración africana y, sobre todo, un gran gancho pop. La mayor prueba es que la canción en Spotify, donde apareció hace 2 semanas, ya supera los 3 millones de streams, mientras que en apenas 24 horas su vídeo oficial –por supuesto, repleto de estilismos exquisitos y coches de alta gama, cómo no– acumula en Youtube casi 1 millón y medio de visualizaciones. Lo cual no está nada mal incluso para una celebrity de poca monta como ella. Como ‘Pégate’ de Ylenia, esto va más allá del guilty pleasure.
Rae Morris ha agradecido en una entrevista a Ed Sheeran, compañero de sello, “haber financiado” su disco “sin darse cuenta”, debido a las ventas millonarias que este genera en Atlantic, suficientes para dar de comer a todo el sello. Esto ha permitido a Morris crear un segundo disco más experimental que el anterior, y por lo tanto más arriesgado, en el que Björk parece una inspiración clara no solo en el sencillo principal, el épico ‘Reborn’, en el que conviven cuerdas dramáticas con unos ritmos electrónicos similares a ‘Homogenic’, sino también en baladas como ‘Push Me to My Limit’, que recuerda a los momentos más orquestales de ‘Post’.
En cualquier caso, la influencia de Björk en ‘Someone Out There’ no es profunda, ya que Morris, además de una voz carismática y confiada, sigue siendo una compositora pop con todas las letras, a menudo acercándose a la teatralidad de Marina and the Diamonds (‘Wait for the Rain’) cuando no a la de una banda sonora tipo ‘Los juegos del hambre’ (‘Physical Form’) o a la canción clásica de los setenta, tipo Elton John (‘Someone Out There’), hasta el punto que ‘Someone Out There’ suena por momentos al sucesor natural de ‘Halcyon’ de Ellie Goulding.
Lo que hace más arriesgado este disco que el anterior es su aproximación a la electrónica, en ‘Unguarded’ más que anecdótica, y que sin embargo aquí llega a sonar tan plástica y elástica como el látex que viste Morris en la cubierta del álbum. De hecho, una de las canciones destacadas sin duda es ‘Roses Garden’, que aúna orquestas y un ritmo tecno aparentemente a boleo, desembocando sin embargo en un final espectacular. Además, por muy particular que sea la producción del disco, siempre es posible hallar en él canciones pop tan decididas como ‘Atletico (The Only One)’ y, sobre todo, ‘Do It’, que a través de un ritmillo caribeño arroja una calidez muy sensual al disco, contándonos además una historia sobre la importancia de arriesgarse en la vida. Un resumen de este entretenido y por momentos realmente brillante disco.
Calificación: 7,5/10 Lo mejor: ‘Push Me to My Limit’, ‘Reborn’, ‘Atletico (The Only One)’, ‘Do It’, ‘Roses Garden’ Te gustará si te gusta: la Björk más pop, Marina Diamandis Escúchalo:Spotify
‘Screwdriver’ es una de las canciones que destacamos desde el principio de ‘New York Anthem‘, el disco de debut de Cintia Lund, gracias a su estribillo contagioso «screwdriver… you are a liar!». En nuestra reseña apuntamos el toque «lynchiano» de este tema del disco y… ¿sabéis qué? Su vídeo, que JENESAISPOP estrena hoy, sigue esa misma estética, cortinas rojas incluidas.
En el videoclip, Cintia Lund ha querido recordar su pasado de camarera, pero de una manera muy particular: «Este videoclip es autobiográfico, ya que en mi periodo neoyorquino trabajaba sirviendo copas para mantenerme, de hecho la localización donde grabamos fue donde tuve mi primer trabajo en la ciudad. Fueron muy amables al dejarnos grabar mientras el negocio estaba abierto».
De hecho, «Destornillador» es el nombre de un cóctel popular hecho de una mezcla de vodka y zumo de naranja. Dice la nota que se lee al final del vídeo que, «recibe su nombre de la herramienta original utilizada para remover la bebida: un destornillador».
Además, en el vídeo aparecen Christine Fraser, manager en su día del fotógrafo Roberto Scavullo, aparte de modelo y actriz en los 60s y 70s; Sven Haabeth, un actor profesional que se ofreció a colaborar; Zaid Affas, diseñador de Los Angeles, y que recientemente ha sido galardonado con el prestigioso «Woolmarkprize» como mejor diseñador de EEUU; o Vincezo Denigris, que trabaja como diseñador para la marca J. Crew y reside en Nueva York.
La aparición de estos particulares clientes en el bar y su pose está en sintonía, como decíamos, con la estética del cine y la televisión del director de ‘Twin Peaks‘.
Beach House es uno de los grupos confirmados en la próxima edición de Primavera Sound y no, lo que presentará este verano en Barcelona no es su reciente disco de rarezas y caras b, sino un nuevo trabajo de material inédito que sale en primavera, como acaba de anunciar el dúo de Baltimore en redes sociales. Del álbum se desconoce el título todavía, pero ya puede escucharse el primer single, ‘Lemon Glow’.
Como el vídeo en el que se presenta ‘Lemon Glow’, el nuevo single de Beach House tiene un punto psicodélico, acentuado en la producción por una línea de sintetizador oscilante que recorre toda la canción de principio a fin, acompañada de otros detalles ensoñadores -entre ellos, lo que parece un coro gótico que aparece intermitentemente a lo largo de la canción- y de las guitarras distorsionadas que podían escucharse abundantemente en ‘Thank Your Lucky Stars’. Es una canción preciosa, pero también especialmente oscura.
Por momentos parece que ‘Lemon Glow’ nos habla de un éxtasis sensual (Victoria Legrand canta a una persona que se “queda toda la noche” y que le hace “sentir viva”, en una habitación con las “luces bajadas”, en un “luz de miel”), y por otros, de un exorcismo espiritual (“mira en qué estado estoy, se mete bajo mi piel, la fiebre ha vuelto a mí, y me ha dado la vuelta”), y quizá no sea casualidad que el tema empiece con Legrand conociendo su futuro a través de su mano, pidiéndole a su receptor que dibuje una cruz en su palma… ¿la cruz mística según la cual tus sueños se harán realidad?
Seis añazos, seis, han transcurrido desde ‘Veo visones’, el tercer disco de José Ignacio Martorell, más conocido como Jonston. Y no podemos decir que se hayan hecho cortos. Pero, al fin, los fans de su pop rock elegante y de hechuras clásicas están de enhorabuena: el modesto sello madrileño Gramaciones Grabofónicas publicará en “la próxima primavera” ‘Los sentimientos’, un cuarto disco en el que Martorell presenta un sonido algo distinto del que le caracterizó durante sus primeros lanzamientos.
Al menos es lo que nos indica ‘Tres dimensiones’, el primer avance del álbum que Jonston ha presentado en su página de Facebook hace unas horas. En algún punto intermedio entre la tradición enérgica de Lorena Álvarez y el clasicismo pop de Francisco Nixon, Jonston obra magia en esta miniatura acústica con castañuelas. En ella, Martorell canta a la sencillez y a la cercanía, con frases encantadoras como “tampoco necesito ir al Museo del Prado, que paisajes más bonitos ya los tengo yo a mi lado” o la que bautiza la pista “yo tampoco necesito tres dimensiones para nada, si la distancia es la adecuada entre tu almohada y mi almohada”.
Jonston debutó en 2007 con un debut homónimo para Limbo Starr que podía presumir de la atemporalidad propia de las canciones de Robyn Hitchcock o Elvis Costello en intra-hits como ‘Telefonoh’. En 2010, ya autoeditándose, llegó el igualmente notable ‘Taller de memoria’, consolidando un repertorio magnífico con canciones como ‘Buenos recuerdos’ o ‘Un nuevo, nuevo amor’.
Vida Festival, que en los últimos días había confirmado a artistas como Los Planetas o Joe Crepúsculo, ha anunciado 30 confirmaciones más para su cartel en una fiesta en Barcelona. Entre esos nombres destaca la presencia de Of Montreal, Elvis Perkins, Josh Rouse, Hookworms, DBFC, Za!, Novedades Carminha, Bart Davenport, Perro y Great News.
Como recordaréis, St Vincent y Franz Ferdinand estaban entre los confirmados que se anunciaron antes de Navidad y el cartel hoy se ha completado con más nombres que podéis consultar en su web. Vida Festival celebra su 5ª edición del 28 de junio al 1 de julio en Vilanova i la Geltrú. El cartel no está completo sino que contará con nuevos nombres que se confirmarán en la futura Rueda de Prensa del VIDA 2018 en Madrid.
Los abonos para disfrutar del VIDA 2018 siguen a la venta al precio de 85€ junto con las demás opciones de abonos: Wild Side, Kids y Family Pack. Como novedad con la salida del cartel, el VIDA pone a la venta las entradas de día.
Los Planetas, Calexico, Curtis Harding, Novedades Carminha actuarán el 28 de junio. Franz Ferdinand, St Vincent, Joe Crepúsculo o Nick Mulvey lo harán el 29 de junio. Iron & Wine, of Montreal, Elvis Perkins, Josh Rouse o Perro lo harán el 30 de junio. Y Great News y Marem Ladso lo hará el 1 de julio.
Los 3 miembros masculinos de Cranberries Noel Hogan, Mike Hogan y Fergal Lawler -nunca hubo otros- han anunciado su decisión de terminar el disco que preparaban de Cranberries, justo cuando se cumple un mes de la muerte de Dolores O’Riordan. Según el comunicado que reproducimos bajo estas líneas, aseguran que no saben cuántas pistas podrán terminar en base a las tomas vocales que ella grabó, pero terminarán lo que puedan como habían planeado junto a ella, y lo sacarán «durante los próximos meses». Solo un día antes de fallecer, Dolores envió nueva música a Noel, único co-autor en la banda junto a ella, a través del correo electrónico. Al parecer, la relación interna en la banda era más sólida de lo que se pensaba, y la imagen de Noel, Mike y Fergal sosteniendo en sus hombros el ataúd de Dolores en su funeral es de lo más duro que han visto estos ojos en el mundo musical.
La noticia del nuevo disco es un consuelo para los seguidores que no vieron venir la repentina muerte de O’Riordan ni por asomo, y a su vez deshace el mito que transformaba ‘Why’, la última pista del que era hasta ahora el último disco de Cranberries, ‘Something Else‘, en una carta de despedida de Dolores, casi un epitafio. Su letra parecía sencilla de más, emocionando eso sí en esos susurrados «tell me», pero hoy resulta especialmente informativa, sobre todo si tenemos en cuenta que un single de Cranberries jamás había cerrado un disco. Siempre era una canción «especial», diferente, pero no un single como en este caso. Este era el texto completo de ‘Why’:
«En algún lugar entre aquí y el cielo
En algún lugar entre el dónde y el porqué
En algún lugar en otra dimensión
Te escucho preguntándome por qué
–
Dime que puedes oírme, te estoy llamando
Dime que puedes oírme, no llores
Dime que no te sientes solo
En algún lugar entre el dónde y el por qué
–
Te esperaré, ¿me esperarás tú a mí?
(Dime…)
–
En algún lugar en el cruce de ningún sitio
En algún lugar en el cruce del por qué
En algún lugar en otra dimensión
Te escucho preguntándome por qué»
«En primer lugar nos gustaría agradecer a todo el mundo el apoyo y las palabras llenas de cariño de las últimas semanas. Como podéis imaginar, han sido días muy tristes y difíciles, no solo para nosotros, sino también para la familia de Dolores. Leer los mensajes que habéis mandado ha sido increíble. Ver el impacto positivo que Dolores ha tenido en la vida de la gente nos emociona y nos da apoyo en este momento tan duro.
Mucha gente está preguntando qué depara el futuro.
Hemos estado hablando de eso durante los últimos días.
En los últimos meses, había comenzado el proceso de grabación de un nuevo disco de Cranberries con un montón de canciones ya bastante bien desarrolladas. Dolores había grabado las voces de estas pistas así que hemos decidido terminarlas como ella habría querido. No sabemos cuántas de estas canciones estarán en el álbum final, pero era el deseo de Dolores completar la grabación de un álbum y sacarlo, así que vamos a hacer exactamente eso en los próximos meses.
Además de acabar este nuevo álbum, hay otros proyectos relacionados con Cranberries que estaban en camino. Les echaremos un ojo cuando tengamos tiempo.
De nuevo, gracias por el apoyo. Intentaremos mantenernos al tanto.
The Cranberries».
El comunicado no menciona el anunciado segundo disco del proyecto paralelo de Dolores, D.A.R.K. En cuanto a esos otros proyectos, se rumoreaba que Dolores y Noel habían estado trabajando en una caja con material antiguo de Cranberries.
Tras la polémica de los últimos días, casi se nos olvida que todo esto venía a que Smashing Pumpkins anunciarían de forma oficial algo en la tarde de hoy, jueves 15 de febrero. Por el momento, lo que se anuncia “sólo” es una gira de reunión de la formación más famosa del grupo, la que incluye a –por supuesto– Billy Corgan, James Iha y Jimmy Chamberlain pero excluye a la que fuera su bajista D’Arcy Wretzky, como bien se ha sabido por la bronca mediática que ambas partes han mantenido a lo largo de la semana. La formación la completará el que fuera guitarrista de la encarnación del grupo de mediados de los 2000, Jeff Schroeder.
Por el momento esta gira de reunión, llamada ‘Shiny And Oh So Bright’, incluye fechas desde mediados de julio a inicios de septiembre en Estados Unidos, y en ellas celebrarán “las canciones de sus 5 primeros álbumes, desde ‘Gish’ hasta ‘Machina’ (sic)”. Los conciertos han sido anunciados con un vídeo en el que, simpáticamente, las niñas que aparecían en la portada de ‘Siamese Dream’, ahora adultas, aparecen vestidas de la misma guisa que entonces para “iluminar” el clásico logo del grupo.
Por supuesto, se espera que este tour alcance en algún momento Europa y el resto del mundo, máxime cuando se sabe ya que además de estos conciertos la reunión también ha dado para la grabación de un nuevo disco producido por Rick Rubin, de próxima aparición. Apostaríamos algo a que habrá ya alguna que otra pugna entre los festivales de nuestro país para que encabecen sus ediciones de 2019. Si es que no están ya contratados.
Entre los múltiples regalos que nos trajo el día de San Valentín estuvo el clip para el nuevo single de Los Nastys, ‘Veneno de serpiente’, lanzada hace un par de semanas. Se trata del primer avance de ‘Música para el amor y la guerra’ su segundo disco de estudio y muestra el punkrock garajero y quinqui de «la mejor banda del mundo» para Hinds en perfecto estado de forma.
Con una producción más profesional y un sonido alejado del amateurismo de sus inicios, ‘Veneno de serpiente’ es además una colección de frases-hito como pocas en su carrera, y hablamos de un grupo que se hizo popular por líneas como “damedamedame Jägermeister, dámelo”, “vivo en Madrid, vivo en un cementerio” o “en la calle fumando, bebiendo y potando”. “Que somos Los Nastys, que tengo dos pastis” es la más inmediatamente memorable, pero a la zaga le van “no quiero putas, no quiero dinero, solo quiero una princesa que me llame torero”, “la gente dice que nos vamos de after” o “en una mano tú y en otra una hamburguesa”. Y eso solo en la primera estrofa. Su vídeo, lleno de color, collage, pogo y videojuegos es una ida de olla a la altura.
‘Música para el amor y la guerra’ ha sido grabado en La Mina de Raúl Pérez y sucederá al estupendo ‘Noche de fantasmas con Los Nastys’, álbum de debut que publicaban en Warner. Tras su paso por la multinacional, el nuevo disco del grupo lo editará la independiente El Volcán Música (Los Planetas, Joe Crepúsculo, Soleá Morente).
Santander Music Festival acaba de anunciar las primeras confirmaciones de su edición 2018: Izal, Kase.O, La M.O.D.A y Viva Suecia lideran el primer avance de artistas para el que será el décimo aniversario del festival cántabro. Grises, Luis Brea y el Miedo, Modelo de Respuesta Polar y Texxcoco también estarán los días 2, 3 y 4 de agosto en la Península de la Magdalena. El cartel de esta edición tan especial, como viene siendo costumbre en este certamen, lo ha elaborado un diseñador de renombre. En este caso, el danés Mads Berg, que se ha inspirado en la tradición surfera de la costa cántabra.
Aunque en estos 10 años se han podido ver en Santander Music a nombres internacionales como Belle & Sebastian, Keane, Calvin Harris, Crystal Fighthers, Vaccines, Mando Diao o The Charlatans, esta edición vuelve a dejar claro que su política de contrataciones es contar con los artistas nacionales con más tirón popular del momento. Este año vuelven a reincidir en esa política con los superventas Izal, que estarán paseando las canciones del inminente ‘Autoterapia’. Y lo mismo puede decirse de Kase.O, cuya reaparición tras años de silencio con el notable ‘El círculo’ no ha podido ser más exitosa, La M.O.D.A., uno de los pocos grupos españoles capaces de llenar la sala La Riviera tres días consecutivos, los ya estelares Viva Suecia y Grises, cuyo reciente ‘De peces y árboles’ les muestra perfectamente armados para brillar en un evento de estas características.
Ya están a la venta los abonos para esta edición de Santander Music Festival en su web, al precio de 45€ –el básico–, 60€ –con derecho a acampada– o 115€ –premium–.
Chris Moon, co-autor de ‘Soft and Wet’, el primer single de Prince, publicado en 1978, y de hecho la persona que descubrió al genio en Minneápolis, vende sus derechos de autor de la canción en eBay por 490.000 dólares, unos 390.000 euros. Moon espera que quien compre su parte de la canción, lo haga por amor a Prince, no por razones económicas.
El compositor explica que el comprador que pase a poseer los derechos de autor de ‘Soft and Wet’ recibirá, a partir de entonces, el dinero generado por la canción en concepto de “royalties” tanto de compras de la canción como del disco, así como de las reproducciones en streaming que produzca, si bien reconoce que no será mucho dinero, ya que ‘Soft and Wet’ está muy lejos de ser una de las canciones más populares de Prince. Él dice que la vez que ganó más dinero con ella fue cuando MC Hammer la sampleó en ‘Please Hammer, Don’t Hurt ‘Em’.
Moon ha comentado a Star Tribune: “Es muy raro, pero es completamente real. Nadie ha hecho algo así nunca que yo sepa, así que entiendo que la gente no se lo crea”. En cualquier caso, el compositor se ha preocupado de colgar en eBay una imagen del vinilo original de ‘Soft and Wet’ con su nombre impreso en los créditos, indicado con una flecha roja.
Que sirva esta noticia, en cualquier caso, para recordar el temazo que era ‘Soft and Wet’.
El 18 de mayo llega ‘Tell Me How You Really Feel’, el nuevo disco de Courtney Barnett, muy esperado después de que el debut de la australiana cosechara críticas espléndidas, terminara en numerosas listas de lo mejor de 2015 y además consiguiera a su autora una nominación a los premios Grammy, en la categoría de Artista revelación (no ganó).
‘Tell Me How You Really Feel’ se presenta con una accesible canción punk-rock de 3 minutos y medio titulada ‘Nameless, Faceless’, que Courtney dedica a los “trolls” “anónimos y sin cara” de internet. Barnett se enfrenta a ellos en la primera frase de la canción, preguntando “¿no tenéis nada mejor que hacer?”, para luego expresar su compasión: “ojalá alguien pudiera abrazaros, debe ser muy triste estar tan enfadado, sentarse solo en la oscuridad, lo siento por lo que sea que os haya ocurrido”.
Barnett va tan lejos de citar en la canción uno de los insultos que ha recibido en internet: “podría tomarme un bol de sopa de letras y escupiría mejores palabras que tú”. Pero en el estribillo lo que cita es una frase de Margaret Atwood (‘El cuento de la criada’): “quiero pasear sola por el parque en la oscuridad, los hombres tienen miedo de que las mujeres vayan a reírse de ellos / quiero pasear sola por el parque en la oscuridad, los hombres temen que las mujeres les vayan a matar, agarro mis llaves entre mis dedos”.
Barnett no ha estado callada en los años que separan su debut de este nuevo disco, ya que el año pasado publicó un álbum junto a Kurt Vile que también fue muy bien recibido, dando lugar además a los nuevos “Kurt y Courtney”.
‘Tell Me How You Really Feel’:
01 Hopefulessness
02 City Looks Pretty
03 Charity
04 Need a Little Time
05 Nameless, Faceless
06 I’m Not Your Mother, I’m Not Your Bitch
07 Crippling Self Doubt and a General Lack of Self-Confidence
08 Help Your Self
09 Walkin’ on Eggshells
10 Sunday Roast
Tidal ha superado varios baches desde su llegada en 2015 y hoy 15 de febrero llega, por fin, a España gracias a un acuerdo con la operadora Vodafone. La plataforma de streaming en alta fidelidad ofrece en su acuerdo con Vodafone una tarifa mensual de 8,99 euros para usuarios premium y 17,99 para usuarios Hi-Fi, tres meses gratis para usuarios de Vodafone al margen de la tarifa y uno o dos años gratis para usuarios de Vodafone One, dependiendo de la tarifa concreta, como detalla El País, indicando que la razón de este acuerdo es que los usuarios de Tidal tengan la posibilidad de usar el servicio sin gastar datos móviles, como sucede con la app de Tidal actualmente.
A Tidal están asociados artistas tan importantes como Jay-Z (su fundador), Beyoncé, Madonna, Daft Punk, Rihanna, Coldplay, Jack White, Calvin Harris o Nicki Minaj: todos ellos estuvieron presentes en la presentación oficial de Tidal en 2015, firmando su alianza con la plataforma ante las cámaras durante la que fue una presentación histórica para la música, para bien y para mal. Se celebró la llegada de una plataforma de streaming que ofreciera música en alta calidad (“lossless”), que un sector de los artistas se alzara en favor de una recompensa justa para los músicos y que lo hicieran también en contra de plataformas como Spotify que generan beneficios ínfimos para los artistas y ofrecen servicio con publicidad y una calidad de sonido inferior.
Pero pese a las buenas intenciones, la presentación fue duramente criticada por caer en el elitismo, al colocar a artistas multimillonarios a vender un producto caro al consumidor de música medio, que ni está interesado en el “lossless” ni mucho menos puede pagarlo. Sin duda, Tidal ha conseguido mantenerse, pero su objetivo de igualar o incluso superar la popularidad de Spotify es ya solo un sueño, y parece que Jay-Z y los suyos tendrán que conformarse con representar a una plataforma muy buena, muy útil, pero hecha para unos pocos. Y ahora, para usuarios de Vodafone en España…
Dos años después de lanzar un disco de 10 sobre 10 como fue ‘Salve discordia‘, Triángulo de Amor Bizarro están listos para compartir música nueva con el mundo, y lo primero que harán será lanzar un EP de cuatro canciones, ‘El gatopardo’, que llega el 23 de marzo a través de Mushroom Pillow. Lo presentarán el 20 de abril en sala BUT del Ochoymedio de Madrid.
El sello explica: “El Gatopardo es una colección de canciones de escarnio y maldecir a través de distintos episodios de nuestra historia, empezando por nuestra fundacional Reina Malvada por excelencia, Isabel, y terminando en la decadencia imperial de la actualidad. Es una celebración del cambio, del colapso de la civilización, una fiesta del fin del mundo sintetizada en cuatro canciones antitodo en la que usamos y destruimos la leyenda para contar nuestra verdad”.
El primer avance de ‘El gatopardo’, efectivamente, es una ‘O Isa’ “sin H medievalista” que se presenta en un “hipotético estilo funk del SXV”, y que Triángulo describe es un “ente” que funciona bajo la “influencia de Bootsy Collins, James Chance y las cantigas medievales de escarnio y maldizer”. “Una canción sobre la Reina Malvada y su estirpe, sus actos, figurados o no, su larga figura, su mano negra que llega hasta nuestro días”, explica el grupo, canción en la que, por cierto, la frase “puño de hierro y capa de plata” promete instalarse firmemente en nuestro cerebros.
Bilbao BBK Live cierra su espectacular cartel con un último “headliner” de órdago: Florence + the Machine. La actuación de Florence Welch en Kobetamendi supone el tercer directo confirmado de la artista en 2018, después de desvelarse que actuará en sendos festivales de Varsovia y Ferrópolis (Alemania) en verano. Welch presentará su nuevo disco, muy esperado tras el éxito del aclamado ‘How Big, How Blue, How Beautiful‘, el jueves 12 de julio.
Otra gran confirmación en Bilbao BBK Live es la de Childish Gambino, el proyecto musical del actor y director Donald Glover (‘Atlanta’), recientemente nominado a Álbum del año en los Grammy por ‘“Awaken My Love!”‘, el disco que incluye su éxito ‘Redbone’. Será su primera actuación en España y la segunda que hará en Europa en 2018. A él se suman otros grandes nombres como Cigarettes After Sex, uno de los grupos de dream-pop más queridos del momento, y Friendly Fires, que publican al fin su nuevo disco, siete años después de ‘Pala’.
A todos ellos se suma una ristra de jugosos nombres, en una última tanda de confirmaciones de Bilbao BBK Live, compuesta también por Hot Chip Megamix, Mount Kimbie, Gaz Coombes, Porches, Fat White Family, Sophie, Let’s Eat Grandma, Meute, María Arnal i Marcel Bagés. Bad Gyal, Iseo & Dodosound, Neuman, Bejo, Gengahr, Nilüfer Yanya, Anteros, Morgan, Ed Is Dead (live band), Joe La Reina, Las Odio, Rural Zombies, Nunatak, The Zephyr Bones, Greenclass, Lukiek, Pet Fennec, Dj Mato, Daniless, Dark DJ, DJ Göo!, Rock Nights, Hal9000, Innmir y Edu Anmu.
Jueves 12
FLORENCE + THE MACHINE/ ALT-J/ CHILDISH GAMBINO/ BOMBA ESTÉREO/ CIGARETTES AFTER SEX/ MOUNT KIMBIE/ BAD GYAL/ GAZ COOMBES/ ISEO & DODOSOUND/ PARQUET COURTS/ TEMPLES/ ED IS DEAD (LIVE BAND)/ LET’S EAT GRANDMA/ LUKIEK/ MARÍA ARNAL I MARCEL BEGÉS/ MELENAS/ MORGAN/ QUENTIN GAS & LOS ZÍNGAROS/ RURAL ZOMBIES/ EDU ANMU/ INNMIR
Basoa: MODESELEKTOR dj set/ PROSUMER/ OPTIMO (ESPACIO)/ SKATEBARD/ CORA NOVOA
Viernes 13
THE XX/ THE CHEMICAL BROTHERS/ DAVID BYRNE/ FRIENDLY FIRES/ FAT WHITE FAMILY/ MEUTE/ MEXRRISSEY/ NEUMAN/ PORCHES/ SOPHIE/ ANTEROS/ BORROKAN/ CAROLINA DURANTE/ CECILIA PAYNE/ GENGAHR/ PET FENNEC/ NUNATAK/ DARK DJ/ HAL9000/ ROCK NIGHTS
Basoa: BEN UFO/ HUNEE/ AVALON EMERSON/ DEKMANTEL SOUNDSYSTEM/ DJ FRA
Sábado 14
GORILLAZ/ NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING BIRDS/ BENJAMINE CLEMENTINE/ FISCHERSPOONER/ HOT CHIP MEGAMIX/ JAMES/ JUNGLE/ ANA CURRA/ BEJO/ COOPER/ NILÜFER YANYA/ TRIÁNGULO DE AMOR BIZARRO/ YOUNG FATHERS/ ANEGURIA/ GREENCLASS/ JOE LA REINA/ LAS ODIO/ THE ZEPHYR BONES/ YONAKA/ DANILESS/ DJ MATO/ DJ GÖO
Basoa: JOHN TALABOT/ ANTHONY NAPLES/ YOUNG MARCO/ SAMO DJ/ DANIEL BAUGHMAN
Precio:
Bono 3 días: 135€ + gastos (oferta hasta el 6 de marzo, incluido). A partir del 7 de marzo a las 10am el precio del bono será de 155€ + gastos
Camping: 10€ +gastos
Entradas de día: 60€ + gastos. Ya a la venta
También puedes comprar tu bono en 2 ó 3 cómodos plazos.
Shirley Manson de Garbage ha comparado el impacto que le ha producido la muerte de Dolores O’Riordan, de la que hoy se cumple un mes, con la de David Bowie. Se refiere lógicamente, más que a lo artístico, a la generación a la que pertenece, la suya propia. En cualquier caso, ya sorprendía el sentido mensaje de Garbage en su Twitter a la muerte de Dolores, porque no se conocía declaración de admiración mutua, foto conjunta, ni prácticamente nada en común en cuanto a estilo.
No podemos caer en el lugar común de que ambos fueran grupos de chicos liderados por chicas: Magnus de The Cardigans reconocía en su foro oficial hace unos años que odiaban ser comparados con The Cranberries porque no tenían nada que ver (curiosamente, Nina Persson y Dolores cumplían años el mismo día). Y este caso era el mismo: habría sido inimaginable ver a Cranberries en la electrónica de ‘Version 2.0’ o a Garbage en los territorios bucólicos de ‘Linger’ o en el punk anti-droga de ‘Salvation’. Aun así, rescatamos 5 puntos en común a modo de curiosidad.
La conexión post-grunge
Aparentemente nada que ver en cuanto a background musical: Cranberries eran 4 personas procedentes de pueblos cercanos a Limerick, a su vez una pequeña ciudad irlandesa de menos de 100.000 habitantes; fans de los Smiths y Sinéad O’Connor, formados a finales de los 80. Garbage era un supergrupo de productores estadounidenses, vinculados directamente a Nirvana y Smashing Pumpkins, que habían reclutado a una cantante escocesa que ya tenía su propio proyecto. La conexión musical entre Garbage y Cranberries puede hacerse a través del grunge: Dolores fue haciéndose cada vez más rockera, Nirvana -producidos por Butch Vig- era una influencia reconocida en ‘Zombie’ y llegó a citar a Kurt Cobain en una canción, ‘I’m Still Remembering’.
Samuel Bayer
El que terminara siendo el director de la versión 2010 de ‘Pesadilla en Elm Street’ había sido el encargado de dirigir el vídeo de ‘Smells Like Teen Spirit’ de Nirvana. Fue seleccionado por Cranberries para dirigir todos y cada uno de los vídeos de ‘No Need to Argue’ entre finales de 1994 y principios de 1995: ‘Zombie’, ‘Ode to My Family’, ‘I Can’t Be With You’ y ‘Ridiculous Thoughts’. Garbage daban sus primeros pasos inmediatamente después y también contaban con él para sus primeros vídeos en 1995 y 1996: ‘Vow’, ‘Only Happy When It Rains’ y ‘Stupid Girl’. Con la excepción de ‘Ode to My Family’, en blanco y negro, todos estos vídeos tienen una estética común: son los mismos tonos ocres, dorados, rojos y azules difuminados, con claroscuros… también presentes en otros vídeos de Bayer de la época de Metallica o Smashing Pumpkins. Especialmente los 2 siguientes vídeos se parecen mucho, incluso habiéndose rodado en lugares distintos aunque parezca lo contrario (Essex y Los Ángeles). En algún lugar de nuestro subconsciente, algunos conectábamos a ambos grupos.
El feminismo
Shirley Manson ha realizado un buen puñado de declaraciones feministas, y sus citas al respecto se cuentan por decenas: «no soy Shirley, la chica del grupo, soy la que lleva las botas grandes en MTV», «lo que hace a una mujer estilosa no es su ropa, sino lo que tiene que decir y cómo decide vivir su vida» o «hasta que tengamos exactamente el mismo salario que los hombres, siento el deseo de apoyar a otras mujeres. Si no estamos juntas, nunca lo conseguiremos». Dolores procedía de un ambiente católico y conservador (se jactaba de haberse encontrado con Juan Pablo II dos veces, era una conocida antiabortista), pero por supuesto se reconocía como feminista, siempre se negó a usar su sexualidad para vender más discos y sonora fue aquella entrevista con Hot Press en que un periodista le preguntaba si se operaría el pecho: «Las mujeres con el pecho pequeño podemos ser guapas también, sin un par de pelotas de fútbol colgando. No me siento insegura sobre mi pecho. Dicho esto, espero que le preguntes a los tíos si consideran alargarse el pene».
La androginia
En relación con el punto anterior, Garbage llegaron a grabar un single llamado ‘Androgyny’, aunque no sea el que con más orgullo recuerdan de su carrera. La imagen de Dolores siempre fue «andrógina», propiciando que, como Shirley, fuera ipso facto un icono lésbico. Shirley solía decir que no tenía groupies chicos, que eran todo chicas («chicas me ofrecen sexo todo el rato, pero no los chicos, creo que soy demasiado alta», bromeaba). Dolores se refería también a la razón de ser tan seguida por el público lésbico: «Era porque llevaba el pelo corto. ¿Pero por qué iba a molestarme? Creo que tenemos que aceptarnos los unos a los otros tal como somos. Los humanos tenemos que querernos los unos a los otros. El amor puede presentarse de muy diferentes maneras. Si las mujeres me encuentran atractiva, me parece estupendo». Ambas cantantes compartieron, por cierto, ser modelos muy particulares de Calvin Klein: Dolores posó con vaqueros caídos, pelo cortísimo y maquillada pero como lo podría haber estado Ziggy Stardust… Manson, sin maquillar.
Su visión del pop
Shirley Manson nos dejaba como titular hace unos años cuando la entrevistábamos «no soy una chica pop y nunca lo seré», pero cuando la terminaba de liar era cuando en otra ocasión decía: “creo que a las mujeres en el pop les han quitado las garras y las han domesticado, simplemente quieren salir guapas y cantar bonito. No oyes realmente una perspectiva femenina en la radio, porque muchas canciones las han escrito hombres”. La visión de O’Riordan era muy similar, siempre criticando la sexualización de la mujer en el mundo del pop, considerando su grupo a la postre una banda de rock (conocida era su admiración por Metallica y Pearl Jam), y reivindicando los tiempos en que las emisoras de radio sonaba música «auténtica» hecha por mujeres «como la de Alanis Morissette», en contraste con la eclosión de las Britneys y las Aguileras, que propició su propia caída en popularidad en 1999. Llegó a escribir una canción sobre este tema, un ‘Copycat’ en el que criticaba que «todo el mundo sonara igual en la radio». No es una de las mejores canciones de Cranberries, pero sí una de las, paradójicamente, más electrónicas.
Esta mañana a las 10 horas han salido a la venta las entradas para el concierto de Kylie Minogue el 16 de marzo en Sala Bikini de Barcelona. Las entradas estándar han volado en poco más o menos 10 minutos y están agotadas, así como las entradas “Meet and Greet” Package. Sin embargo, aún es posible adquirir entradas “Early Entry Package”.
Minogue presentará en Barcelona, en un concierto íntimo para fans, su nuevo disco ‘Golden’, que se publica el 6 de abril y además parece que será perfecto para interpretar en formato acústico, ya que promete ser un disco bailable pero también de guitarras y canciones estilo country, como demuestra el primer single, ‘Dancing’. Un single que, parece, será totalmente representativo del disco, ya que incluye colaboraciones de compositores que han trabajado con artistas country como Carrie Underwood o Taylor Swift. ‘Dancing’, por cierto, es número uno en JENESAISPOP por segunda semana consecutiva. Su vídeo, con baile “honky tonk”, se estrenaba el pasado 1 de febrero, aunque sin demasiada repercusión.
Por cierto, hoy 15 de febrero se cumplen 30 años del primer número uno de la carrera de Kylie en Reino Unido, ‘I Should Be So Lucky’. Minogue ha celebrado la efeméride en Instagram, dando gracias a su fans “por todo”.
Frank Ocean estrena canción, aunque no una original, sino una versión de ‘Moon River’, el oscarizado clásico de Henry Mancini de 1961 popularizado por Audrey Hepburn en ‘Desayuno con diamantes’. Ocean hace con ‘Moon River’ básicamente lo que quiere, interpretando el tema a guitarra eléctrica, añadiendo voces apitufadas, voces dobladas, melodías vocales nuevas y auto-armonías en lo que es una versión estilo ‘Blonde‘ de una de las canciones más bonitas de todos los tiempos. Hacia el final, el crescendo de una orquesta y los sintetizadores ensoñadores elevan el tema al cielo.
Aunque ‘Moon River’ llega hoy, por su portada se deduce que Ocean ha versionado el tema de cara al 14 de febrero, Día de San Valentín. Es una canción especial, ya que Ocean no es muy dado a realizar versiones: le hemos escuchado versionar a Aaliyah (‘At Your Best’, original de los Isley Brothers) y a ‘Close to You’ de Stevie Wonder (original de Carpenters, e incluida en su último disco), pero poco más.
Ocean, quien recientemente ha sido noticia por entrevistar a Thimotée Chalamet de ‘Call Me By Your Name’, publicó en 2016 el mencionado ‘Blonde’, uno de los mejores discos del año. Recientemente, en un post de Tumblr daba a entender que tiene un nuevo disco de material inédito sin publicar, recordando que su intención siempre ha sido lanzar “cinco discos antes de los 30” (tarde: Ocean cumplió 30 en octubre).
Aitana y Ana Guerra, dos de los cinco finalistas de Operación Triunfo, son además intérpretes de la canción más exitosa ahora mismo en España, un ‘Lo malo’ que, tras ser descartada para representar a nuestro país en Eurovisión, no solo ha arrasado en streaming sino que también se ha posicionado en el puesto más alto de Promusicae, convirtiéndose en la primera canción española que lo consigue en dos años.
‘Lo malo’ promete ser la canción del verano (no hay que olvidar que ‘Despacito’ se publicó un mes de enero), por lo que Los 40 no pierde el tren y acaba de confirmar a ambas cantantes en el cartel de Los40 Primavera Pop 2018, que se celebra el próximo mes de mayo en tres ciudades, el 4 de mayo en Madrid, el 5 de mayo en Rubí (Barcelona) y el 6 de mayo en Málaga. Aitana y Ana compartirán cartel con Clean Bandit, Belinda, Juan Magán, Adexe y Nau, entre otros artistas que están por confirmar.
“Lo bueno está por llegar”, como escribe la propia Guerra en su Instagram, subiendo una foto junto a sus compañeros finalistas en las oficinas de Universal.
Khalid, autor de ‘American Teen‘, autor de éxitos como ‘Young Dumb & Broke o ‘Location’ (la de la sintonía de Grindr), y Normani Kordei de Fifth Harmony han unido fuerzas en ‘Love Lies’, su colaboración para la banda sonora de ‘Yo soy Simón’, la película de Greg Berlanti sobre un chico gay adolescente en el armario, y que se estrena el 16 de marzo.
‘Love Lies’ es una más de varias canciones interesantes incluidas en la banda sonora de ‘Yo soy Simón’, y en la que encontramos también contribuciones de Troye Sivan (‘Strawberries & Cigarettes’), Bleachers (‘Alfie’s Song’), Julia Michaels (‘Sink In’), The 1975 (‘Love Me’) o Haerts (‘Wings’). Sin embargo, ‘Love Lies’ parece la que más posibilidades tiene de triunfar en listas más allá de esta banda sonora, gracias a su bonita melodía, interpretada por dos de los cantantes más populares de la actualidad, y a su sensual ritmo R&B.
Esta ha sido otra de las canciones estrenadas durante el Día de San Valentín, sumándose a Ryan Adams, Paris Hilton, Kim Petras o Mueveloreina y su dildo.
Khalid es una de las estrellas con más proyección de la actualidad tras el lanzamiento de un ‘American Teen’ que ha arrasado en streaming y le ha llevado a ser nominado a Artista revelación en los Grammy. Por su parte, Normani de Fifth Harmony debuta en solitario en ‘Love Lies’, demostrando que puede seguir los pasos de su ex compañera Camila.
“El éxito les persiguió, pero ellos fueron más rápidos”. Esa bobada podría rezar la esquela de MGMT el día en que desaparezcan, literal o metafóricamente, una imagen que ellos mismos emplean en ‘When I Die’, uno de los singles destacados de ‘Little Dark Age’, demorado cuarto álbum de su carrera. Todo en la carrera del dúo formado por Andrew VanWyngarden y Ben Goldwasser, incluido aquel glorificado debut –o mejor dicho, sus tres singles– convertido en icono generacional, alberga un doble sentido perverso y tragicómico: ni su en su día incomprendido segundo disco, ‘Congratulations’, fue algo por lo que sus numerosos “fans” se pudieran felicitar (je); ni ‘MGMT’ era un nuevo comienzo, sino una nueva finta a la (ya vaga) esperanza de aquellos. Por eso mismo, esta “pequeña etapa oscura” es precisamente lo que no se adivinaba: su regreso al pop.
Una etapa oscura que, de nuevo, podemos entender de manera literal –una crisis creativa con episodios de depresión–, figurada –el clima político-social en su país, Estados Unidos, asoma la cabeza en varios momentos del álbum– y, cómo no, sardónica y humorística: en el clip del tema titular, VanWyngarden se convierte en una suerte de Robert Smith/Eduardo Manostijeras al frente de un grupo emopop que suena como una versión de Depeche Mode producida por Daft Punk a cargo de Ariel Pink. El nombre de Ariel Rosenberg, como el de Connan Mockasin, asalta repetidamente a lo largo del álbum por la sintonía estética del mismo –esa reminiscencia por el tecno pop de los 80 con un filtro de serie Z–. Y no es casual: aunque la producción se la reparten Dave Fridmann y Patrick Wimberly (exChairlift), Pink y Mockasin –como también el francés Sébastien Tellier– colaboran en varios temas del disco con coros, sintes y guitarras. Dios los cría…
El dúo parece haber encontrado todo un universo de inspiración transformándose en una especie de falsa banda tributo a un artista/grupo maldito de los 80 que se basa en la obra de Daryl Hall y John Oates (‘Me and Michael’, que en su loco vídeo post-vaporwave ya etiquetan como su nuevo hit/no-hit), ABC (‘One Thing Left To Try’) o el yacht rock –en ‘She Works Out Too Much’ se perciben guiños al trabajo reciente de Thundercat–. Como si, en el fondo, ellos mismos se vieran a sí mismos como un grupo que triunfó de manera casual y que, tras una travesía por el desierto, vuelve a reclamar su cetro. Solo que todo suena deliberadamente demodé y decadente, como una gran burla, una broma con la que se les desencaja la mandíbula.
En todo caso, por más que buena parte del disco pueda ser definida por esa singular estética (John Maus es otro nombre que ayuda a enmarcar el sonido de ‘Little Dark Age’), también es muy reconocible la marca MGMT por su capacidad para transformar la psicodelia en pop, o al revés. El más claro ejemplo es la citada ‘When I Die’ –cuyos guiños de producción a lo ‘Scary Monsters…‘ tienen visos de homenaje–, pero tan fascinante y adictiva –o más– resulta ‘TSALMP’, que ellos mismos definen con tino como “un ritmo electro de los 80 con los coros de ‘La Isla Bonita’ de Madonna y Margo Guryan»; o ‘Hand It Over’, la balada a lo ‘Let’s Get It On’ –con ansiolíticos de por medio– que cierra el álbum.
Esa canción, precisamente, esconde la clave lírica de este ‘Little Dark Age’, ya que ellos mismos han reconocido que su letra se nutre de la perplejidad post-Trump. Sin embargo, en este caso no albergan un mensaje mordaz, sino esperanzado, e invitan al pueblo a asumir la responsabilidad de su fracaso colectivo y a darle la vuelta. “Es hora de tomar las riendas”. Y es que en esta etapa oscura hay menos ironía y mordacidad de lo que parece, pese a su particular sentido del humor: la crítica a la tiranía de la tecnología (en ‘TSALMP’ –acrónimo de “time spent looking at my phone”/“tiempo perdido mirando mi móvil”– y la anti-Tinder ‘She Works Out Too Much’ –“la única razón por la que lo nuestro no funcionó es porque él no entrenaba”–) es tan directa como el cariño que dedican en ‘James’ a su guitarrista de directo James Richardson o el terapéutico mensaje optimista que reina en la vibrante ‘One Thing Left To Try’.
Hay pocos patinazos en ‘Little Dark Age’ aunque, eso sí, se agolpan en la recta final, rebajando la fulgurante impresión de la primera mitad y un poco más allá. Los más llamativos, el inane interludio de casi 5 minutos ‘Days That Got Away’ y la bajonera ‘When I’m Small’, en la que se permiten cantar líneas como “When you’re small / You’re not very big at all” o, aún más delirante, rimar “point” con… “point” (WTF). Pero incluso ese despropósito tiene una justificación, ya que el lenguaje infantil podría ser una manera de desmitificar la depresión como un monstruo innombrable. Nada –tampoco los estupendos vídeos revelados hasta ahora, repletos de múltiples detalles delirantes con los que especular/flipar– en este ‘Little Dark Age’ está dispuesto a la ligera. Todo encaja y, además, coincide con un reactivado interés por el gancho melódico, confirmando el regreso, probablemente incidental, de MGMT al pop.
Calificación: 7,8/10 Lo mejor: ‘Little Dark Age’, ‘Me and Michael’, ‘TSALMP’, ‘When I Die’, ‘Hand It Over’ Te gustará si te gusta: Ariel Pink, John Maus, Connan Mockasin Escúchalo: Spotify
Kylie ha dicho que parte del álbum estaba escrito antes de grabar en Nashville, pero que Nashville le ha influido mucho. Blanco y en botella: este será el disco más folk de Kylie, como muestran sus créditos. No en vano, uno de los dos co-autores de ‘Dancing’ es Nathan Chapman, que era el hombre de confianza de Swift hasta ‘Red’ (en ‘1989’ ya solo le usó en un tema). Nathan Chapman fue co-productor de ‘Taylor Swift’, ‘Fearless’, ‘Speak Now’ y en menor medida ‘Red’, por lo que el objetivo de Minogue ha sido muy claro: llamarle ahora que Taylor Swift ya no requiere de sus servicios.
2.-Ha trabajado con la co-autora de la Taylor Swift folk
No hemos terminado con la primera Taylor Swift. Si Nathan Chapman co-producía temas como ‘Love Story’ o ‘You Belong With Me’, Liz Rose era la co-autora de esta última junto con Taylor. Liz Rose ha escrito hasta 20 canciones junto con Swift (la última también en ‘Red’), entre ellas ‘Teardrops On My Guitar’ o ‘White Horse’. En el disco de Kylie, Liz ha co-escrito el tema titular, ‘Golden’, la pista 3.
3.-Ha trabajado con el co-autor de Kenny Chesney y Carrie Underwood
¿Quién es el tercer co-autor del single ‘Dancing’? Steve McEwan, conocido por sus trabajos con artistas de country como Kenny Chesney, Carrie Underwood, Faith Hill y Keith Urban. Y ojo porque en su caso, y a diferencia de Chapman, firma otras 2 canciones del álbum de Kylie. Suyas son las 3 primeras, nada menos: ‘Dancing’, ‘Stop Me from Falling’ y la titular ‘Golden’.
4.-Ha trabajado con la co-autora de ‘Thinking Out Loud’ de Ed Sheeran
Más créditos millonarios. Amy Wadge ha co-escrito dos canciones del disco de Kylie, ‘Sincerely Yours’ y ‘Radio On’, además de 2 de los 4 bonus tracks. La autora es conocida por haber co-escrito uno de los mayores pelotazos de la historia de Ed Sheeran, el baladón ‘Thinking Out Loud‘, entre otras canciones de Sheeran (‘Barcelona‘ y ‘Galway Girl’, glups), baladas de Camila Cabello (‘Consequences’) o James Blunt. ¿Más guitarra acústica, quizá, para estos dos cortes?
5.-El dúo con Jack Savoretti
El disco de Kylie se cerrará con un dúo junto al cantante de folk comercialote Jack Savoretti llamado ‘Music’s Too Sad Without You’. Por si el título de la canción no es suficiente, el tema está co-escrito por ellos dos junto a Samuel Dixon… y Samuel Dixon ya ha firmado en el pasado junto a Savoretti (además de otros temas de Sia, Adele o Carly Rae Jepsen) un corte llamado ‘Sleep No More’, que es puro oeste, puro Ennio Morricone. Conociendo a Savoretti, parece difícil que este corte sea bailable.
6.-Vuelve Eg White, co-autor de Adele, Imbruglia… y ‘Cosmic’
Kylie Minogue ha vuelto a trabajar por primera vez en 10 años con Eg White, el que fuera el co-autor de ‘Chasing Pavements’ de Adele o ‘Shiver’ de Natalie Imbruglia. White apareció en la balada ‘Cosmic’ de ‘X’ (2007) y firma aquí el penúltimo tema ‘Raining Glitter’, junto a Mark Taylor (co-productor de ‘Believe’ de Cher).
7.-Sky Adams pondrá el punto de baile a casi todo esto
Hablando de Cher, que, ojo, también hizo country en su último disco… ¿Es que solo va a haber folk y baladas en el nuevo disco de Kylie? Quizá alguno de los autores de los arriba citados dé la sorpresa, pero lo seguro es que ‘Dancing’ también tiene un punto bailable, y ese punto va a estar muy presente en el resto del disco. Lo sabemos porque su productor principal es Sky Adams: suyas son 5 de las 12 canciones y 3 de los 4 bonus tracks.
Sky Adams ha trabajado en su carrera con un autor llamado Danny Shah y Danny Shah firma 3 canciones de ‘Golden’, todas producidas por Adams, ‘Stop Me from Falling’, ‘A Lifetime to Repair’ y ‘Live a Little’.
Si quieres saber cómo suenan las canciones escritas por Danny Shah producidas por Sky Adams, aquí tienes un ejemplo: ‘All I Ever Do’ de Zak Abel. ¡Lo has adivinado! ¡Es EDM con guitarrita, como ‘Dancing’!
8.-Jesse Frasure hará lo mismo
Jesse Frasure es co-autor y productor de ‘Sincerely Yours’, uno de los temas de Amy Wadge para este largo de Kylie. El DJ también mezcla baile y country como se puede comprobar en los brutotes remixes subidos a su web o en este tema que co-escribió con Meghan Trainor, un bonus track de su debut, ‘Mr Almost’, casi un precedente de ‘Dancing’.
… Aunque un 25% será «Classic Kylie»
Si un disco de guitarra con dance no es lo que esperabas de Kylie, estas son las 3 pistas de ‘Golden’ que deberás escuchar en primera lugar: ‘One Last Kiss’ y ‘Shelby ’68’ las ha hecho junto a Biffco, el equipo de productores detrás de clásicos de la discografía de Kylie como ‘In My Arms’, ‘In Your Eyes’, ‘Love At First Sight’ o ‘The One’; y ‘Love’ cuenta, entre otros, con Cutfather y Daniel Davidsen, co-autores de su último gran clásico, ‘Get Outta Of My Way‘.
Ed Is Dead es uno de los músicos de electrónica más importantes de nuestro país, especialmente desde la edición de ‘Change‘, si bien antes había trabajado como productor y mezclador de una larga serie de artistas mainstream que incluye a Marta Sánchez. Ya muy alejado de aquellos tiempos publicaba un disco a finales de 2017 en el que alternaba todo tipo de electrónica (IDM, techno, trip-hop, jungle, dubstep…) con restos de su pasado rockero. El álbum habla sobre qué hacer en tus últimos 2 días de vida, por lo que recibe el nombre de ‘Your Last 48 Hours’, y está presentando su «live» a través de Girando por Salas este viernes 16 de febrero en Sevilla, el sábado 17 en Granada, el viernes 23 de febrero en Murcia, el 17 de marzo en Alicante y el 22 de marzo en Barcelona. También aguarda el 26 de abril el Teatro Barceló de Madrid, así como algún que otro dj set. Su conversación, como siempre, es interesante, como puedes comprobar a continuación. Foto: Maite Nieto.
El disco habla sobre qué hacer si te avisan de que te quedan 48 horas de vida. Es bastante sombrío, muy poco eufórico salvo quizá las 2 últimas canciones, pese a que algunos títulos avisaban de lo contrario… Al final es como si hubiera podido más la pesadumbre de saber que te queda tan poco que el subidón de adrenalina de hacer lo que nunca te habías atrevido (tirarte de un avión) o tanto te ilusionaba, ¿tú lo ves así? ¿O es clave que el disco acabe bastante arriba?
Supongo que son maneras de interpretarlo, yo no lo veo así, ‘Make Someone Happy’ acaba bastante alegre y en general las canciones modulan y pasan por diferentes momentos, pero sí que es cierto que en mi manera de componer tiendo siempre a escalas menores y pasajes melancólicos… aunque te podría citar unos cuantos momentos del disco que creo que son bastante enérgicos, (‘Drive Fast’, el estribillo de ‘Have a Fight’, el final de «Kidnap») pero te voy a dar la razón y puede ser que sea bastante oscurito componiendo, no te lo niego.
Han pasado unos meses desde el lanzamiento del disco, ¿alguien te ha dado alguna buena idea sobre qué hacer en esas últimas 48 horas que no aparece en el álbum y te habría gustado haber tenido a ti?
Muchas de las que aparecen en el álbum no son mías, hice una encuesta entre amigos cercanos («robar un banco» por ejemplo no es mía), una que se quedó fuera y me encantaba era “think of what to do”, como primera canción del disco, esta fue idea de una gran amiga, Clara Brea.
Una premisa era no parecerte demasiado a ningún artista en estas canciones, que suenan a diversos estilos a la vez. Dentro de que cada canción encierra diferentes influencias, ¿cuál te parece la más singular para tu proyecto?
Sí, era algo por lo que algunas se quedaron fuera, sin quererlo hay dos temas que tienen un patrón muy similar: ‘Kidnap a Politician’ y ‘Jump Out of an Airplane’ empiezan en una especie de construcción IDM. Las dos tienen bastante información en el apartado rítmico (en una rescaté un ritmo de TOOL y en la otra una figura de Skunk Anansie) y terminan con un desarrollo pseudo “rock”… supongo que eso es lo que mejor representa mi ADN musical… aunque ninguna de ellas tiene voz y creo que la voz es algo a lo que le doy muchísima importancia en mis produs, así que me quedo con ‘Spend Some Time With You’, que tiene varias partes y pasa por diferentes momentos anímicos.
Una de las canciones mutantes, si no lo son todas, es ‘Family Dance’. Por curiosidad y tú que eres músico, ¿a qué estilo crees que pertenece esa base? En mi entorno eso se llamaba jungle a finales de los 90, o a lo sumo breakbeat, pero con el revival de Rudimental, etc, noté que había gente que lo consideraba drum & bass también, cuando para mí cada uno de estos 3 estilos era distinto. Como fan, ¿crees que ha habido distorsión o difuminación de los estilos en las 2 décadas que han pasado?
El sample principal del beat de esa canción es una especie de “Amen break” que tienes toda la razón, fue muy utilizado en los 2000 por toda la escena Jungle y Hardstep, de ahí pasó a aparecer en muchos artistas que acabaron liderando la escena drum & bass como Aphrodite, Dillinja, Roni Size y muchos otros… Creo que en toda la parte sur de España eso se encasilló dentro del breakbeat, pero para mí el breakbeat era otra cosa distinta (yo lo identifico más con el sello Skint y cosas un poco más lentas de bpms), pero vamos que no soy el más indicado para hablar de esto. En cualquiera de los casos, este tema es especial porque no atiende estrictamente al concepto del disco, tenía claro que uno de los temas tenía que hablar de la familia pero este fue un regalo para Odille (Lima, la vocalista), que es como mi hermana y pasaba por unos momentos familiares complicados. Si alguien conoce bien a Dilli sabe que empezó cantando drum & bass en el Twist, sabrá que el tema es básicamente ella… su esencia musical, breaks, soul, jungle, rhythm and blues y drum & bass… y la letra está muy vinculada a la situación que estaba pasando en esos momentos, fue un tema hecho un poco “a medida”.
El disco es conceptual, ¿ha habido alguna pieza en concreto que te haya resultado más difícil encajar, o secuenciar, por estilo, letra?
Creo que el que mas me costó fue ‘Rob a Bank’, por un tema de concepto… pretendía mezclar una especie de “grunge” moderno, y producción electrónica contemporánea sin acabar sonando a nada “pseudo gótico” (véase de Nine Inch Nails a Front242 o incluso Celldweller). Cuando mezclas guitarras y electrónica es muy fácil derivar a eso, y no quería ese punto. Ojo, que me encantan todas esas bandas, pero necesitaba partes más Radiohead, más Nirvana, mas Grizzly Bear o yo que sé… más 90’s, más garaje. Básicamente no tengo todas estas referencias de grupos cuando compongo, pero sí una idea clara de cómo quiero sonar… y no siempre me resulta fácil llegar a ella.
En cuanto a letras, ¿tienen una importancia vital para ti para el disco? ¿Cuál sería tu favorita personal y también cuál la más importante para el álbum?
Vital es difícil, creo que estaría entre «Spend» y ‘Family Dance’ básicamente por cómo se hicieron… fue algo muy bonito ambas, trabajar con Lucia y con Odille es un regalo, y siempre aprendo cuando curro con gente a la que admiro, pero es difícil elegir dos. Soy fan de toda la gente que aparece en el disco.
Y por curiosidad, una pregunta boba, ¿te sabes tú mismo los textos? ¿Los tarareas tú mismo o estás más pendiente de la producción, los instrumentos, etc.
¿Que si se me las letras de mi disco? Si no me las sé después de haber oído cada tema unas 3756 veces tendría un problema grave.
«Pagaría por saber cómo fue cuando le presentaron el primer guion de ‘Black Mirror’ a una productora»
Has dicho que ‘Kidnap a Politician’ está inspirada en ‘Black Mirror‘, ¿qué te ha parecido la última temporada?
No es mi preferida, de hecho, algunos de los capítulos no los he acabado, no sé si es que me ha pillado en un mal momento o qué, pero me parecieron mucho más impactantes las anteriores. Aun así, me sigue pareciendo una propuesta increíble. Pagaría por saber cómo fue cuando le presentaron el primer guion a una productora.
Que el disco empiece “robando un banco” y “secuestrando a un político” tiene un punto de provocación. Las escuchas de ambas canciones son masivas, pero de momento parece que no han traído demasiada controversia, ¿crees que sería diferente si fueras un cantautor o algo así? Quizá en «Kidnap» te salva que es un instrumental…
Mmm… aunque el título del primer tema es “Robar un banco” la letra realmente habla sobre una especie de metáfora/viaje psicodélico en el que negociamos con la muerte unas cuantas horas más de vida para robar ese banco y después tirarnos desde el Empire State. En mi cabeza esa figura de la muerte con guadaña a la que le pedimos crédito en horas tiene bastante que ver con la situación en la que vivimos ahora mismo hipotecados hasta las cejas. Pero la idea original no es mía, es de la grandísima Alice Wonder y después la maquillamos en el estudio. No pretende generar controversia, es simplemente una visión personal de la realidad.
‘Kidnap a Politician’ muestra el descontento que, como yo, creo que tenemos muchísima gente con la clase política, pero no pretendo ni hacer canción protesta, ni montar revuelo, ni apuntarme a “no sé qué carro”»
‘Kidnap a Politician’ sí que tiene un puntito más de denuncia. Originariamente se iba a titular ‘Kill Trump’, pero tras ‘Black Mirror’ (y honestamente porque creo que personajes como Trump etc son marionetas que manejan a saber qué lobbys), decidí ponerle un título un poco más genérico. Simplemente para mostrar el descontento que, como yo, creo que tenemos muchísima gente con la clase política. No pretendo ni hacer canción protesta, ni montar revuelo, ni apuntarme a “no sé qué carro”, le tengo mucho respeto a esas cosas, simplemente como decía, es mi visión personal de la realidad actual.
Deducimos que del indeterminado «un político»… no salvarías a ningún político…
No me suelen gustar así las generalizaciones a lo bestia, seguro que alguno sí que salvábamos.
Ya has hecho algún live con este disco como parte de la gira GPS, ¿cómo ha ido? ¿Algo que te haya sorprendido a ti mismo como por ejemplo la reacción del público o algún tema que no funcionaba?
Creo que a día de hoy los dos temas que mejor funcionan en directo son ‘Make Someone Happy’ y ‘Drive Fast’. Si me preguntas esto cuando los estaba componiendo en el estudio, ni loco los habría señalado como los dos posibles… lo cual denota la poca idea que tengo de lo que le va a gustar a la gente.
«No me resulta muy estimulante apretar un botón y llevar todo pregrabado, me aburriría mucho y sería imposible para mí transmitir energía o pasármelo bien en directo»
También hemos visto un directo muy entretenido de ‘Have a Fight’ con BalconyTV en el que se te ve tocando en vivo un montón de instrumentos en directo. Hay un poco de performance ahí, casi distrayéndote del significado de la canción y de su carácter envolvente. Háblanos de tu labor como performer: ¿te sientes un animal del escenario a tu manera, es importante para ti que se vea cuánto hay de directo y no de lata…?
No es importante que se vea, es importante que yo me lo crea. Básicamente no me resulta muy estimulante apretar un botón y llevar todo pregrabado, o girar dos knobs en el escenario. Si esto sucediera me aburriría mucho y sería imposible para mí transmitir energía o pasármelo bien en directo.
Necesito que mis directos sean eso, “cosas que suceden en el momento”. Creo que el término “live” de electrónica se ha malentendido, o parece que disparar los temas desde un ordenador es algo distinto a hacerlo desde dos reproductores de cd’s, para mí es lo mismo, y es muy diferente pinchar de tocar, ya sea solo o con banda… Así que respecto a lo de performer, sí, me encanta tocar y coger responsabilidades en el escenario, cuantas más, mejor… no necesito hacer una demostración de nada, simplemente necesito hacer algo que me resulte estimulante, porque si no me lo creo yo, el público lo nota.
Entre los artistas de los que dices ser fan has citado a Jamiroquai o The Prodigy. ¿Has seguido con interés también sus últimos trabajos o crees que en todo caso los primeros discos son los mejores? ¿Alguna honrosa excepción?
No sé si fan es la palabra exacta pero sí he oído sus álbumes de manera compulsiva (al menos los anteriores) creo que álbumes como el ‘Fat of the Land’ o el ‘Travelling Without Moving’ son piedras angulares en la música actual, aunque acabo de caer que mis canciones favoritas de estos dos grupos no están en esos discos… supongo que superar eso era muy, muy complicado y bueno, creo que cuando alguien hace semejantes burradas se les perdona absolutamente todo… El último de Jamiroquai ni fu ni fa, y lo último que me moló de The Prodigy fue el ‘Invaders Must Die’, pero son semidioses… pueden hacer lo que les dé la gana.
«Lo último que me moló de The Prodigy fue el ‘Invaders Must Die’, pero son semidioses… pueden hacer lo que les dé la gana»
En el mundo de la electrónica, me ha llamado la atención el despegue de Moderat con su último disco: entradas agotadas con meses de antelación, más gente viéndolos en Mad Cool que a Wilco… ¿es un proyecto que hayas seguido? ¿Tienes alguna hipótesis sobre la causa de su éxito? ¿Te ha sorprendido, dejado indiferente…?
Me encanta Apparat, me gustaba mucho Modeselektor y a Moderat los descubrí relativamente tarde y me encantaron también. Las visuales de su directo me parecen impresionantes, tienen temas buenísimos, y suenan a Dios. Dicho esto, no, no me sorprende su éxito y me fastidia que se hayan separado. De hecho, me parece un equilibrio muy guay entre música electrónica “cañera” y vocales “pop” sin sonar a chicle ni a radiofórmula.
«Para los que no tenemos la suerte de venir de familias económicamente desahogadas trabajar de mezclador o productor era poco más que inalcanzable, y creo que poca gente se imagina lo que me costó llegar ahí»
Cuando te preguntan por tu trabajo pasado con Marta Sánchez, La Oreja o Auryn, sueles decir que no tienes tabúes musicales, pero alguna vez lo has llamado “Trabajo de oficina”. ¿Alguna mezcla o producción de esos años de “oficina” del que estés particularmente orgulloso y merezca la pena rescatar?
Es que es lo que era. Durante todo ese tiempo estaba aprendiendo, a producir, a componer, a grabar, y en ciertos aspectos el “pop” exige una limpieza en la producción bastante enfermiza, lo cual es muy buena escuela para manejar ciertas herramientas. Me hace gracia porque en ciertos entornos esto es como una especie de San Benito que te resta “autenticidad” o algo así, cuando, para los que no tenemos la suerte de venir de familias económicamente desahogadas trabajar de mezclador o productor era poco más que inalcanzable, y creo que poca gente se imagina lo que me costó llegar ahí.
Obviamente no rescato nada de esa etapa porque está muy lejos de los conocimientos que tengo ahora, (y espero que de los que tendré en el futuro), pero casi a la vez que todo ese pop, hice discos de rock como el de Vipership, o cosas previas como el álbum de Baselab o Void Camp a los que les guardo muchísimo cariño, aunque no suenen todo lo bien que a mí me gustaría.
Parecía que había 2 vídeos en camino según contaste en Dod Magazine, ¿dónde andan?
Uno de ellos es en VR y ya está grabado, pero, generar todo el mundo virtual lleva bastante curro. Esperamos tenerlo acabado el mes que viene. El segundo se graba la semana que viene, y hasta aquí puedo leer.
Le doy muchísima importancia al apartado visual, pero es muy difícil soportar todo el tinglado en que se está convirtiendo Ed is Dead. Cuando no tienes ningún sello, ni compañía grande detrás, todo absolutamente lo hacemos DIY, así que me da que me va a tocar volver a hacer algún que otro disco de pop para poder pagarlo… ;-)