Inicio Blog Página 1174

Miqui Puig: «Hacerse mayor es lo más chulo del mundo»

16

miquigpuigSe ha hecho de rogar, pero el catalán Miqui Puig ha vuelto al estudio de grabación junto a su Agrupació Cicloturista (Marc Botey, José Robisco y Joan Vergés) para presentarnos su última criatura, una ‘Escuela de Capataces’ en la que el northern soul, el pop y el rock se alinean en nombre de la sabiduría y el sentido de la verdadera amistad. De ello hemos hablado largo y tendido con él, además de sobre cómo afronta el paso del tiempo en sus carnes, su colaboración con Jeanette, su paso por el aún recordado ‘Factor X’ o las posibilidades reales de que algún día se decida a rescatar a Los Sencillos. Sin duda, es un gran conversador y una figura siempre a reivindicar sin pelos en la lengua.

Miqui Puig actúa el 30 de marzo en Madrid, el 31 de marzo en Zaragoza, el 21 de abril en Girona, el 5 de mayo en El Prat (compra tus entradas en Ticketea) y el 6 de mayo en Tarragona.

Con la tontería hacía años que no te atrevías a lanzar un álbum. Sí que has ido mostrándonos alguna que otra canción, pero ‘Impar‘ data de 2008 y el EP de versiones ‘Homenaje a Barcelona’ es de 2010.
Se pasa muy rápido el tiempo. He estado cinco años haciendo radio diaria en el programa Can Tuyus, y además hicimos un espectáculo con la orquesta del Taller de Músics que presentamos en el festival SOS y en la Mercè para el que estuvimos nueve meses trabajando a pesar de ser sólo dos conciertos. Pero por las notas que iba escribiendo por entonces, la génesis de este disco ya estaba ahí. El primer single, ‘Los Módena‘, lo escribí realmente en 2010. Ha sido un trabajo de escribir en muchas libretas y tener antes el concepto que las canciones en sí. Hace cosa de dos años fue cuando mi manager me dijo que me pusiera las pilas. Al acabarse el programa de radio fue entonces cuando me arremangué y me puse manos a la obra.

«El disco tiene una decadencia bella. No dejo de ser un hombre en decadencia con una edad en la que empieza a fallar todo»

Vos Trobava a Faltar‘, la canción que cierra el álbum, también tiene sus años, ya que la presentaste en la sala Apolo en un concierto especial de Navidad en 2013.
Grabé esta canción en una fábrica de botones del Poblenou con la gente que trabajaba por allá. Ya se mascaba un poco el concepto de la Agrupació Cicloturista porque, al igual que el disco, tiene una decadencia bella como digo yo.

¿Decadencia bella? ¿Qué quieres decir?
Para mí sí lo es porque no dejo de ser un hombre en decadencia con una edad en la que empieza a fallar todo. Lo tengo asumido.

¿Qué empiezas a notar ya?
Las gafas, las rodillas, que todas las citas que ahora tengo son con médicos y no con señoras… Mañana, por ejemplo, tengo una intervención normal de un señor de mi edad. Una vez Julián Ruiz me dijo «tienes que hablar de ti, de que eres un chico gordito y tal». Esa fue una frase que me marcó mucho porque en ‘Colección de Favoritas’ de Los Sencillos ya parece que empiezo a hablar de mis cosas en primera persona. En este nuevo disco sí que quizás la primera persona la he camuflado algo más.

Eso mismo te iba a decir, la primera persona tampoco es que se manifieste mucho en ‘Escuela de Capataces’.
No, pero sí que hay cosas mías y de mi entorno. Aunque en realidad trata de que tenemos casi cincuenta años y nos sigue poniendo enchufar la guitarra. En vez de hablar de noches inacabables y drogas, ahora ya se nos viene la tarde encima comiendo un cocido. Con 48 años ya cambian los planes de uno.

¿Te asusta hacerte mayor?
No, para nada. De hecho es lo más chulo del mundo. Yo siempre digo que a partir de los 40 es cuando empecé a hacer las mejores cosas porque ya tienes un bagaje. Los personajes del disco son un poco así. Lo ves todo con mayor sabiduría, sin que eso implique que mi sabiduría sea mejor que la tuya, por supuesto. Mucha gente de mi edad que sigue haciendo arte habla siempre sentando cátedra, pero yo soy un artesano y esa es una cosa que reivindicamos desde el minuto cero.

¿Cómo empezó a fluir este nuevo trabajo?
Es un disco del que tuvimos primero de todo un esquema, el título, cómo queríamos sonar y el planteamiento de la parte estética. Luego fueron surgiendo las canciones a fuego lento.

¿De dónde surge el nombre de la Agrupació Cicloturista?
Las agrupaciones cicloturistas son señores que hacen ciclismo de forma amateur y que la única preocupación que tienen es dónde pararán a desayunar después de hacer ochenta kilómetros. En eso mismo nos hemos convertido nosotros. Esa es una de esas cosas que a uno le hacen feliz porque hacer rock’n’roll a estas alturas y ganar mucho dinero ya sé que es imposible por el tipo de música que hacemos. Tanto aquí como en cualquier otro país.

¿Es complicado trabajar contigo?
Para nada, a pesar de ser obsesivo. Como mi buen amigo Mozz siempre tengo que tener a un Boz Boorer detrás para que lime todas mis neuras.

«He tenido momentos de workaholic total y a base de ingresos hospitalarios aprendes»

¿Eso es bueno o malo?
Ser obsesivo es muy malo. Con los años he aprendido que no todo el mundo puede seguir mi ritmo o piensa las veinticuatro horas del día en lo mismo que yo. De eso te das cuenta con los años haciendo muchas otras cosas y, sobre todo, trabajando en equipo. Por ejemplo, haciendo un programa de radio junto a nueve personas, o cuando trabajas con bandas nuevas y no puedes exigirles tu mismo tiempo de trabajo… He tenido momentos de workaholic total y a base de ingresos hospitalarios aprendes. Soy una persona muy nerviosa y eso siempre pasa factura de alguna manera. Hay muchos que dicen que hago de todo, pero la verdad es que no sé hacer otra cosa. Siempre intento parir ideas y soy consciente de que dentro de unos pocos años ya tendré una edad y me será más difícil subirme al escenario.

Recuerdo que al tiempo de lanzar ‘Impar’ te quejaste públicamente de lo frustrado que te sentías porque el disco no tuvo la recepción que a primeras esperabas por cosas que se escapaban de tus manos.
Ahí lo que tienes que hacer es lo que hice yo: analizar la situación. No soy de los que echa la culpa a los demás, para nada. Como dices tú hay muchos imponderables y cosas que se escapan de nuestro control. El disco, visto con perspectiva, quizás no estaba tan elaborado como ‘Casualidades’ o como este de ahora. Cuando algo no funciona vuelves a tus cuarteles de invierno, te relames las heridas y analizas el por qué y tu futuro. Es frustrante, pero para nada un motivo para cortarse las venas. Ahora me pasa una cosa muy curiosa, y es que con los primeros avances de ‘Escuela de Capataces’ mucha gente joven se me ha acercado y me ha dicho que le gustaba mucho ‘Casualidades’. Los discos pueden volver a la vida de la gente aunque ya estén de luto. Para mí eso es súper bonito. De repente pasan cosas como que Julio Bustamante te dice que es fanático de ‘El Sirviente’ del disco ‘Impar’. Que Julio te diga algo así de una canción tuya ya es un triunfo.

Siempre ocurren cosas inesperadas…
Cuando llegas a mi edad el día a día es muy distinto. Para este disco tenía las maquetas prácticamente acabadas y una fecha para entrar al estudio cuando, en mitad del proceso, murió mi padre. Lógicamente entré a grabar el disco de una forma distinta a la que había preconcebido. Ni mejor ni peor, simplemente diferente.

Cuando fallece alguien querido hay quienes prefieren pararlo todo y tomarse su tiempo y los que, como creo que hiciste tú, siguen adelante a pesar de la pena y la adversidad.
Soy hijo de obreros. Mi padre era un pagès reconvertido a la industria y mi madre una ama de casa que ha trabajado en mil cosas. En mi familia no se ha concebido otra vida que la de trabajar y tirar hacia delante. El arrope de una banda también es muy importante. Este es un disco de clan, un disco en el que reivindico que los amigos que siempre están ahí son los que van a ponerte en pie cuando te has emborrachado. Hasta que el álbum no estuvo mezclado sí que no me di cuenta de cómo habían salido las canciones. De hecho hay un tema, ‘La Hora del Brindis’, compuesta antes de que pasara esto, que habla de los amigos perdidos. Mi hermano hace los coros aquí y en el resto de canciones y dice que cuando grabó las voces fue muy emocionante para él porque en realidad también brindábamos por nuestro padre.

¿Cómo afrontas la gira?
Con muchísimas ganas. No voy a tocar en estos próximos conciertos ‘Bonito Es’, pero sí que entrarán otras canciones de Los Sencillos que me apetece tocar.

Recuerdo que la última vez que hablé con Oscar D’Aniello de Delafé me comentó que antes de arrancar una gira se machacaba en el gimnasio porque todo concierto requiere de un gran esfuerzo físico. ¿Tú también te preparas de alguna forma?
Totalmente. Yo voy cada día a correr y a caminar según me dejen las rodillas. Aunque creo que, de hecho, la preparación es más mental que física. Evidentemente ya no soy el Ian Curtis que era de joven bailando muchísimo. Pero, no sé, pienso que el estar preparado de la cabeza es lo más importante. Los próximos conciertos van a ser algo muy punk porque vamos a tocar el máximo de canciones posible en el tiempo que tengamos. Entre canción y canción no voy a dar la chapa hablando de nada porque la gente ya me conoce. Tengo un sentido del ridículo muy extremo y no me gusta dar mi opinión sobre según qué temas frente al micrófono.

¿Con los años has aprendido a autocensurarte, a callarte sobre según qué cuestiones?
Sin duda. En estos tiempos que corren debes medir mucho lo que dices o piensas. Los primeros años de Twitter para mí fueron de locura máxima, y en el blog que tenía no era consciente de que muchas de las cosas que escribía después la gente las iba a leer. En los últimos años me he censurado, y no es una cosa que me avergüenza decir.

«Soy un personaje desde el momento en el que a finales de los ochenta sale un cantante con unos grandes carrillos y una barriga con la que baila y no pasa nada»

¿Los Sencillos hubiesen ido mejor si hubieran estado en activo años más tarde? Imagínate que hubieseis sido un grupo dosmilero.
Yo estoy haciendo ahora lo que me hubiera gustado hacer en los ochenta. Por entonces nos hartamos de escuchar eso de “estáis avanzados” o “en Inglaterra esto hubiera funcionado estupendamente”. Ya, pero no éramos ingleses, sino unos catalanes de L’Atmella del Vallès que vivían en Barcelona y unos freaks de la música, sin más.

¿Te consideras un personaje?
Yo no. Pero mis amigos dicen que sí soy un personaje aunque yo no lo quiera.

Pero eso bueno, ¿no?
Sí, pero no lo es tanto asumirlo. Soy un personaje desde el momento en el que a finales de los ochenta sale un cantante con unos grandes carrillos y una barriga con la que baila y no pasa nada. Cuando ahora veo a Rag’n’Bone Man vendiendo un montón de discos parece que ya no importan tanto esos estereotipos. Desde los 2000 sí que parece que eso se ha normalizado más.

¿Hubo alguien en tus inicios que te recomendara quitarte unos kilos?
Sí. Incluso había una leyenda que decía que Ariola me había pagado para que me adelgazara. Siempre ha habido bulos de estos.

Escuchando el disco, mi favorita, aparte de ‘Los Módena’, es ‘Sofía Schmitd-Pérez del Oso’.
‘Los Módena’ ha gustado mucho desde el principio. No esperaba que resaltara tanto. Para mí es una de las canciones más bonitas que he escrito, pero lo mejor es que a según quién cada canción le recuerda a muchas otras cosas. Cuando empezamos a trabajar en ‘Sofía Schmitd-Pérez del Oso’ yo tenía claro que quería que sonara a white funk, pero a su vez quería ser Bowie y ha acabado siendo Orange Juice. Aparte tiene ese rollo madrileño que aquí no tenemos de que las chicas tienen su nombre y apellido. Y si el apellido es compuesto pues como que mucho mejor. Sofía bien podría ser una colaboradora de Vogue.

También me ha sorprendido mucho el spoken word de ‘La Teoría del Hombre Invisible’.
Es la favorita de mi chica. Cada día en el programa de radio hacía tres microrrelatos y quería aprovechar aquello en una canción. Antes de hacer el disco recuerdo que ya le había dicho a Kiko Amat que alguna vez quería hacer un spoken word porque me gustaban los spoken de los cantantes de soul. En una tarde escribí toda la historia de arriba a abajo y cuadró con una de las melodías que tenía. Va a ser la más difícil de trasladar al directo, sin duda.

¿Qué ocurrió con Los Sencillos?
Pues que se acabaron, sin más.

¿Sin más?
La primera formación duró hasta 1996, hubo después una segunda y, para alguna gente, incluso duramos demasiado. Justo cuando íbamos a grabar un disco en directo murió el director de la compañía que nos había fichado, así que el grupo estaba en un limbo en el cambio de milenio en el que ya nos consideraban viejos los más jóvenes. Cometí el error de hacer unos conciertos después que me dejaron un sabor de boca muy malo. Con los años he aprendido que si algo se termina, se termina. Hay que enterrar las cosas y hacer el duelo. Algún día sacaremos un grandes éxitos de Los Sencillos que tenemos en capilla. En algún momento sí que hubo un atisbo de comeback para hacer algún concierto, sí, pero tampoco fuimos un grupo que dejara un legado tan fuerte como por ejemplo 091 u otros. Hacer una gira de retorno a estas alturas te limita a hacer una Sala Apolo y una Riviera como mucho, por lo que tampoco tendría mucho sentido.

Siendo consciente del público limitado que pudiera estar a favor de ese retorno, quizás sería divertido para ti rememorar aquella época.
Es que tampoco me veo cantando algunas canciones. Lo bueno que tengo ahora es que dependiendo de la temática sí que puedo colar algún tema de Los Sencillos en los próximos conciertos. Volviendo a Morrissey, cuando durante los primeros años en solitario no cantó ni una puta canción de The Smiths, la primera vez que sí interpretó ‘There Is a Light That Never Goes Out’ fue un regalo para la gente que estuvo militando en los años de desierto. Si en esta gira hacemos el salto a Latinoamérica quizás sí que caerán más temas de Los Sencillos en el repertorio.

¿Teníais una buena base de fans al otro lado del charco?
Los discos llegaban ahí porque los que venían a estudiar a España se los llevaban a sus países de origen. De hecho, ahora no recuerdo quién, pero un músico que fue a actuar a Chile me dijo que había un bar llamado ‘Doctor Amor’ por la canción. Esas son las pequeñas cosas que nos dan vida después de tantos años porque, evidentemente, no tengo una casa con piscina.

«Logré que Jeanette cantara conmigo y que los Air fliparan y estuviéramos hablando para hacer un disco entre España y Francia con ellos y Jeanette»

¿Por qué, en el hipotético caso de que hubiera esa vuelta a los escenarios, dejarías ‘Bonito Es’ de lado?
Si hiciéramos ese comeback oficialmente ‘Bonito Es’ sí tendría que aparecer. Pero bueno, ahora te digo eso y a lo mejor dentro de dos años me da la venada y la canto en la gira de ‘Escuela de Capataces’. Cuando alguien quiere ser peyorativo me dice que ese fue mi one hit wonder, y la verdad es que sinceramente creo que no porque he tenido la suerte de escribir otras canciones poderosas como ‘El Sirviente’, ‘Te Quiero Ahora, Te Quiero Luego’ o ‘La Puta Canción de Amor en la que el Chico Gana’ con la que logré algo brutal: que Jeanette cantara conmigo y que los Air, esto es algo que pocos saben, fliparan y estuviéramos hablando para hacer un disco entre España y Francia con ellos y Jeanette. Entraron terceras, cuartas y quintas personas, y Jeanette nos dijo que no porque ella está muy cómoda en su universo. Eso sí, la tarde que Jeanette entró al estudio fue un sueño para mí, un sueño que logré. La llamé y me dijo que no en un primer momento, pero después le envié un mail y al final se vino con su marido desde Madrid para grabar. Se resistió bastante, pero al leer mi mail y todo lo que le contaba la tía apareció. Aquello fue un hito porque después sólo volvería a cantar con Bunbury.

«No me compensaría volver a un talent show como ‘Factor X'»

Recuerdo como si fuera ayer tu maravillosa participación en ‘Factor X’, más que nada porque algún día me encantaría hacer de jurado en un talent show como ese. Ahora, si te propusieran algo parecido, ¿aceptarías la oferta?
No, ya no. No me compensaría. De hecho antes hemos pasado de puntillas el tema, pero si algunos me consideran un personaje público fue por ese programa. Ahí sí que hacía de personaje exagerado, sin duda, pero hay muchas circunstancias en las que en España los talent shows no son como en el extranjero. Al entrar en ‘Factor X’ a mí me dijeron que trabajaríamos como los ingleses… Cuando Leona Lewis triunfó en el programa le prepararon un disco con los mejores productores del momento, mientras que aquí ganas un talent y te hacen grabar las canciones de las que una discográfica tiene los derechos en ese momento para seguir con la endogamia. Y esa es la misma endogamia de las radios comerciales. Eso debía decirse de antemano porque el negocio es así. Después de aquello a mí me han venido a buscar para otros talents, y quiero pensar que entre algunos sectores de la televisión estoy mal visto porque no me presté a seguir con aquello. De todos modos, los cuatro años en los que estuve fueron geniales, aprendí muchísimo y me lo pasé súper bien porque encima estuve viviendo en Madrid, que es una de mis ciudades favoritas. Aunque yo era el típico que cuando acababa el programa me iba a las salas de conciertos, no me iba el faranduleo.

Si no te llama, no te llama. Tampoco hay que darle más vueltas.
En el momento fue guay, pero tanta exposición también te quema. En el mundo de la música te bajas del escenario y puedes estar tranquilo. Recuerdo que los primeros programas eran grabados y que cuando se estaba emitiendo ya estaba justo en un restaurante con una chica y, de repente, la gente no me quitaba ojo de encima. Yo ya me había olvidado de que lo habíamos dejado todo grabado semanas antes y me pilló por sorpresa aquello. Pese a todo, como te digo, fue un hito para mí como persona y como personaje.

¿Crees que naciste en la época equivocada?
Uy, no. Si hubiera nacido en los sesenta, conociéndome, los grises me hubieran metido en la cárcel. En el disco dejo claro que la nostalgia no nos sirve para nada. Como decían Astrud la nostalgia es un arma, y por eso es mejor no tocarla.

¿Cómo te gustaría que la gente te recordara?
Como compositor de canciones pop bonitas. Ahí es donde mejor me manejo. Todo lo demás son accesorios. En momentos duros eso es con lo que me quedo. Recuerdo estar en un restaurante con Martirio y Alaska y que me dijeron “tío, a seguir” cuando llegó el final de Los Sencillos y no sabía muy bien por dónde tirar. Todos tenemos momentos delicados en los que nos planteamos dejarlo todo.

¿Qué esperas de este año?
Tocar mucho. Esa es mi máxima ilusión. Estos dos últimos años han sido de retiro y observación para salir y volver a tocar.

Ed Sheeran, a punto de meter las 16 canciones de su disco en el top 20 británico

21

edsheeranEd Sheeran está arrasando con su tercer disco ‘÷’ a niveles que muy poca gente se puede permitir. Aunque el cantante ha generado cierto malestar en foros, webs y redes sociales por compararse en alcance e influencia con Adele, lo cierto es que no muchos más artistas actuales le quedan por alcanzar. «Divide» no superará las ventas iniciales de ’25’, pero por el contrario tendrá otros récords.

El nuevo disco de Ed Sheeran vendió 232.000 unidades en su día de salida solo en Reino Unido. Eso significa que despachó más copias en una sola jornada que su álbum anterior en una semana entera. Cuando las «midweeks» se publicaron ayer, ya iban 432.000 unidades vendidas, por lo que es de prever que se supere el doble platino (600.000) en tan solo una semana. ’25’ de Adele vendía 800.000 en el mismo país y en 7 días aunque hay que añadir que se editaba en el último trimestre del año, de mayor consumo. En cuanto a Estados Unidos, se prevén 325.000 copias en la primera semana y 450.000 puntos. De nuevo: lejos de Adele pero bastante por encima de artistas americanos como The Weeknd o Bruno Mars.

Spotify ha confirmado que los 57 millones de streamings registrados por el disco de Ed Sheeran el día de lanzamiento del álbum, 3 de marzo, pulverizan el récord histórico de streamings en un día que tenía The Weeknd con 29 millones. Adele tardó meses en subir su disco a Spotify.

Por si fuera poco, las 12 pistas del disco de Ed Sheeran y también sus cuatro bonus tracks, aspiran a copar el top 20 de la listas británicas. De hecho, a día de hoy, y a falta de lo que suceda estos últimos días de la semana que, musicalmente, concluye el jueves, sólo ‘Save Myself’ quedaría fuera del top 20. Lo seguro es que las 16 canciones estarán en el top 40 este viernes, por lo que el repaso a la tabla del próximo viernes en Radio 1 (BBC) promete ser un cuadro histórico.

Midweeks británicas a lunes:

1 Ed Sheeran – Shape of You
2 Ed Sheeran – Castle on the Hill
3 Ed Sheeran – Galway Girl
4 Ed Sheeran – Perfect
6 Ed Sheeran – New Man
7 Ed Sheeran – Dive
8 Ed Sheeran – Happier
9 Ed Sheeran – Supermarket Flowers
10 Ed Sheeran – How Would You Feel (Paean)
12 Ed Sheeran – What Do I Know?
14 Ed Sheeran – Eraser
15 Ed Sheeran – Barcelona
16 Ed Sheeran – Nancy Mulligan
17 Ed Sheeran – Hearts Don’t Break Around Here
18 Ed Sheeran – Bibia Be Ye Ye
21 Ed Sheeran – Save Myself

Sethlas, investigado por supuesto delito contra los sentimientos religiosos

66

drag-sethlasSu victoria en la Gala Drag de Las Palmas de Gran Canaria continúa dando problemas a Borja Casillas, la «drag queen» Sethlas, que actuó en la ceremonia encarnando al Papa, a la Virgen María y a Jesucristo crucificado al tiempo que versionaba a Madonna y Lady Gaga, cantando cosas como «Jesús prefiere mi coño» o «amo a Judas».

Ahora, La Fiscalía ha abierto diligencias contra Sethlas después de que la Asociación de Abogados Cristianos le haya denunciado por supuesto delito contra los sentimientos religiosos, que se castiga con pena de multa, como recuerda El Diario. El Alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, espera no obstante que la investigación quede «en nada» y celebra que el carnaval haya sido un éxito.

Esta actuación, emitida en La 2 y a todas luces espectacular, provocaba hace unos días la indignación de la Conferencia Episcopal, los patrocinadores del certamen o del periodista Carlos Herrera, que invitaba en la COPE a la «drag queen» a vestirse «como su madre». El obispo de Gran Canarias aseguraba que la actuación de Sethlas en la gala suponía «el día más triste de mi estancia en Canarias» y lamentaba su victoria propiciada por «los votos […] y aplausos de una muchedumbre enardecida».

‘Aerobic Romance’: el hit insignia de Lady Gaga era un clásico de los 80 y no lo sabíamos

28

gagaGracias a nuestros foros conocemos la noticia de que Tronicbox, el usuario de Youtube que convierte éxitos recientes en clásicos imaginarios de los ochenta, ha vuelto a hacer de las suyas después de pasar por el filtro ochentero hits recientes de Rihanna, Justin Bieber y Ariana Grande, con resultados asombrosos.

La última elección de este artista de la posmodernidad que es Tronicbox ha sido Lady Gaga, que siempre ha tenido mucho que ver con los ochenta y no porque sus estilismos originales remitiesen inequívocamente a Grace Jones, pues incluso su sonido ha ido evolucionando con los años hacia los terrenos rockeros o metaleros de Def Leppard, Bon Jovi y Bruce Springsteen, aunque también por los ochenta más poperos y disco de Cyndi Lauper o Chic.

Esa amalgama de estilos se traslada también a las dos remezclas de Lady Gaga que Tronicbox presenta ahora para ‘Bad Romance’ y ‘Perfect Illusion’. La primera se convierte en un llenaestadios rockero y la segunda en un sugerente número boogie. Especialmente la primera cuela sin problema, aunque hay que decir que ‘Bad Romance’, posiblemente el hit insignia de Lady Gaga, con lo buena que es funcionaría en cualquier estilo.

Lady Gaga ha sido noticia estos días por confirmarse como cabeza de cartel en Coachella después de la cancelación de Beyoncé.

El nuevo disco de Lily Allen hablará sobre su divorcio, sus hijos y política

4

allenLily Allen ha visitado la radio inglesa para hablar sobre asuntos tan dispares como su carrera -recuerda sus inicios en MySpace-, Rupert Murdoch, director de The Sun, el tabloide; las redes sociales o feminismo. Entre otras cosas, la cantante defiende que a muchas mujeres no se les permite florecer profesionalmente debido a la maternidad.

En la entrevista, la autora de ‘It’s Not Me, It’s You’ habla además sobre su nuevo disco, provisionalmente titulado ‘The 4th Wall’, del que asegura que contendrá «un par de temas que hablan sobre el estado del mundo» pero que, sobre todo, abordará temas como «mi relación con mis hijos, el fracaso de mi matrimonio o el abuso de sustancias». La cantante «espera» que salga en junio. Nada se comenta sobre su sonido: ¿recuperará los ritmos reggae de su excelente debut ahora que el sonido tropical está más de moda que nunca?

Aunque Allen lleva varios años sin disco en el mercado, la autora de ‘Sheezus’ ha sido noticia en los últimos meses por varias polémicas, en especial cuando se disculpó a un refugiado afgano en nombre de Reino Unido. Recientemente, Allen abandonaba temporalmente Twitter después de que un usuario la culpara a ella por la muerte en 2010 de su bebé tras un parto prematuro.

El físico importa: buena edición de ‘Disco duro’, ¿el mejor disco de Joe Crepúsculo?

2

crepusculo-conejoJoe Crepúsculo no ha editado ni remotamente sus 8 discos en vinilo, por lo que la edición del excelente ‘Disco duro‘ (¿su mejor disco?) en este formato merece una mención en nuestra nueva sección «El físico importa«. Según Discogs este es tan solo su tercer vinilo tras ‘Nuevo ritmo’ (Canada) y ‘Nuevos misterios’ (El Volcán Música) y el formato le sienta muy bien: 6 canciones suenan por la cara A y 6 canciones por la cara B, sin indeseados añadidos ni extras que no sirven para nada.

La solidez del álbum y su excelente secuencia (mis favoritas son las pistas pares, con la excepción de la divertida ‘El dicho’) juegan a favor, como el correcto sonido del vinilo. Es azul, por lo que cabía temerse lo peor, pues hay mucha tontería con vinilos de colores que suenan a rayos, pero no es el caso.

El vinilo (y también me consta que el CD que se vende aparte) incluye las letras y lista de colaboradores, aunque lo más llamativo son las ilustraciones de Oscar Noguera, a destacar el posible logo para un «Pisciburguer» o la del conejo junto a ‘Ojos de conejo’. Otra curiosidad es el listado de quién conforma el «comité de sabios» consejeros de Joe Crepúsculo, mientras que en el lado negativo hay que señalar que a ‘Vamos al bosque’ le haya tocado abrir cara. No sólo no es la canción más representativa sino que el sonido ambiente del final, con lluvia cayendo, se pierde bastante con el sonido de la aguja, y más bien parece que ‘Un demonio con piel de cordero’ tarda demasiado en empezar por algún tipo de error técnico. Por lo demás, una buena edición (y por cierto bastante barata) para el que tiene pinta de ser uno de los mejores discos de 2017.

Joe Crepúsculo actúa el 20 de abril en Barcelona y el 4 de mayo en Madrid.

Comprar entradas para la gira de Joe Crepúsculo

El Último Vecino habla de su nuevo single trap y The Smiths con los Prieto Flores

1

vecinoGerard Alegre Dòria de El Último Vecino se ha pasado por el piso de Borja Prieto (responsable de Está Pasando y antiguo miembro de Meteosat) y su mujer, Natalia Flores (mánager de Javiera Mena), para hablar sobre su nuevo single, ‘Mi chulo’, una versión de La Zowi que interpola sus ritmos trap con trozos de ‘Some Girls Are Bigger than Others’ de The Smiths.

Durante esta breve visita de Gerard a la casa de los Prieto, el artista recuerda que descubrió ‘Mi chulo’ durante uno de sus peores momentos de su vida: «el trap ha llegado como un cohete en mi vida, es algo nuevo y nervioso. Hace unas semanas, pasé una mala época y ‘Mi chulo’ me pareció la canción más triste del mundo; estaba en un pozo y tenía que interpretar eso de alguna forma».

Sobre El Último Vecino, los Prieto escriben que «hay pocos grupos que nos gusten más en la actualidad […] Sus inconmensurables y adictivos hits son incomparables, de esas melodías que se adhieren a tu cabeza y provocan excitación. Sus intensos directos son una experiencia única, algo que todo el mundo debería presenciar alguna vez en la vida»

Como se menciona en la entrevista, El Último Vecino planea visitar Latinoamérica este verano y lanzar un par de singles y un disco durante 2017.

El grupo catalán es autor de ‘Voces‘’, uno de los mejores discos de 2016 para JENESAISPOP.

Christine and the Queens vende un millón, M83 no

7
Hits


chaleurhumaineCon su asistencia reciente a los Brits, Christine and the Queens parece cerrar definitivamente etapa y de hecho ya lleva meses hablando sobre su segundo álbum, que lleva años escribiendo y será más sexual según ha indicado en diversas entrevistas. «Será más duro y sudoroso, tendrá un tempo más alto, pero también será triste, aunque se podrá bailar». Llegue cuando llegue será un lanzamiento internacional de altura si recordamos las excelentes cifras que ha dejado ‘Chaleur humaine‘ a través de sus diferentes ediciones: la de 2014 francesa, la internacional de 2015 y la especial que triunfó en Reino Unido el año pasado.

ChartsinFrance ha certificado este año la venta de 1 millón de unidades del disco. A las 650.000 copias vendidas solo en Francia, mucho más que un disco de diamante (500.000 unidades), hay que sumar el disco de oro en Reino Unido por la venta de 160.000 ejemplares, un dato excelente para un artista francés o incluso americano. Globalmente ha vendido 970.000 copias. Sumando 129.000 puntos procedentes de streaming, el portal francés asegura que se ha llegado al codiciado millón.

Aunque dos terceras partes de su éxito vengan de Francia y las ventas en países como España o Estados Unidos hayan sido testimoniales (el disco no ha llegado a entrar en el Billboard 200), la cantante ha conseguido una base de fans a nivel mundial que le permite girar, y su entrada sobre todo en el mercado británico, tan cerrado a propuestas extranjeras, solo puede ser considerada un enorme éxito. Ardemos en deseos de comprobar cómo se desarrolla su carrera.

Flops


m83_junkSi hay que hablar de artistas franceses de éxito, hay que pensar en el caso de M83. ‘Midnight City’ de su álbum anterior, editado en 2011, terminó de ponerle «en el mapa» y el tema suma más de 200 millones de reproducciones en Spotify. Sin embargo, el impacto de ‘Junk’, editado el año pasado, ha sido muchísimo más limitado. Sus dos singles de presentación presentan cifras prácticamente humillantes en comparación: en torno a 10 millones de reproducciones nada más, cada una.

El álbum editado en abril de 2016 no tenía mala entrada en listas internacionales para tratarse de un artista francés (número 26 en Estados Unidos, número 28 en Reino Unido), pero a diferencia de ‘Hurry Up, We’re Dreaming’ no ha funcionado en plan sleeper, ni siquiera en la propia Francia, donde no pasaba del top 25 y resistía solo 5 semanas en lista, frente a las 22 semanas del disco anterior. Teniendo en cuenta que ‘Junk’ vendió solo 24.000 unidades en todo el mundo en su primera semana según Mediatraffic, parece difícil que haya superado las 200.000 en total, cuando el anterior vendía 300.000… sólo en Estados Unidos.

El «suicidio comercial» ha sido efectivo, aunque hay que recordar que el artista se prestó a actuar en la tele. ¿Volverá a intentar petarlo Anthony Gonzalez o lo evitará más bien?

«Tú eres del rey como Lana»: las rimas de ‘Si tu novio te deja sola’ de J Balvin son casi peor que su machismo

36

mypictr_380x225-3Este fin de semana, J Balvin ha estrenado el videoclip de su nuevo sencillo, ‘Si tu novio te deja sola’. El autor de ‘Energía’ interpreta el tema junto a su colaborador, Bad Bunny, en las calles de Puerto Rico, pero el videoclip sirve, sobre todo, para recordarnos que ‘Si tu novio te deja sola’ es tan pegadiza como cuestionable por su letra.

‘Si tu novio te deja sola’ se centra en la admiración de J Balvin por una mujer con pareja y contiene frases como «te llevo pa’ New York un fin de semana / un polvo antes de acostarte, otro por la mañana» o «yo siempre me maltrato viendo tus vídeos y tu retrato / dile a tu novio que ya se le venció el contrato». Aunque casi peor que estos pasajes son algunas de sus rimas, como «yo sé que eres fina pero en la cama Sasha Gray / lo siento por Casper pero J Lo se va con Drake» o «hay un chorro de bobos que te tienen ganas / pero diles que tú eres del rey como Lana».

Por supuesto no puede pasarse por el alto el machismo de ‘Si tu novio te deja sola’, que reduce a la mujer protagonista a un «culito que no se vende en eBay» o a un «contrato» que ha caducado y, en general, retrata un perfil femenino sin iniciativa propia y fácil de persuadir a través del sexo y los viajes caros. La canción no habría pasado desapercibida en nuestro artículo sobre el machismo de las canciones más escuchadas en España, aunque casi hubiera destacado más por sus rimas fatales.

Mostaza Gálvez / Vida y milagros

0

vidaymilagrosMostaza Gálvez, el nuevo proyecto de Guille Mostaza y Frank Gálvez, presenta a dos artistas muy distintos a los que conocimos en Ellos y Gasca. Si al dúo madrileño le caracterizaba su querencia por el pop berlanguiano y a los segundos por el Donosti Sound (el proyecto de Carlos Andreu sonaba a Family sin que Andreu conociera a Family), Mostaza Gálvez muestra una vertiente mucho más macarra desde que se arranca con el furioso «Has sido muy mala conmigo» del single ‘Me vuelvo con lo puesto‘. Las guitarras, pese a algún punteo a lo New Order como en ‘Restos’ (presente en su primer EP) se acercan incluso a los territorios de Stooges y los Ramones, y hasta Queens of the Stone Age o Arctic Monkeys podrían asomarse por los bajos duros de la oscura ‘Barro y fuego’.

Pero hay algo que sí se parece a Ellos, aparte de que Guille Mostaza realice coros o cante algún tema, y es el gusto por los estribillazos poperos. Da igual qué guitarra eléctrica utilices o qué pedal pises cuando los estribillos están tan marcados como en estas composiciones. No se puede decir que los singles estén mal escogidos porque posiblemente sean las canciones más inmediatas de ‘Vida y milagros’ pero lo mejor de este disco de debut es la solidez que aportan composiciones como ‘Tu casa’ o ‘Resucitar’, de estribillos relucientes pese a la oscuridad de unas letras que, como en casi todo el disco, devanean entre la rabia, los celos, el desamor y la venganza.

Por eso mismo descoloca la colaboración de La Bien Querida en la country ‘Vértigo’. Siempre es una gozada escuchar la voz de Ana Fernández-Villaverde, aquí en formato dúo, pero la dulzura de esta canción de amor contrasta con el veneno que contiene la mayoría de las canciones. El disco está muy bien equilibrado por lo demás, con incluso los teclados perfectamente encajados en medio de todo el rock, como sucede en la también sentida ‘Ya no’, con el protagonismo absoluto de Mostaza en las voces; y el cuarteto de violín, trombón, trompeta y teclado de Naima Mohamed, Javi Gascón, Miguel Ángel Varela y Carla F. Benedicto, llevando más allá, de manera muy sutil, el final de la ambiciosa ‘Hay algo’, a medio camino entre los Oasis más lisérgicos, Spiritualized y sus colegas Los Planetas.

Autoeditado, escrito, producido, mezclado y masterizado por ellos mismos en Álamo Shock, el estudio que se ha construido Guille Mostaza (Carlos Andreu ha colaborado en la final y casera ‘Radio’, muy Lou Reed y un poco Christina Rosenvinge, en la que se oyen los camiones de basura de Madrid), ‘Vida y milagros’ contiene varios hits potenciales. Desconozco si van a llegar a su público objetivo, quizá más el de Sidecars, Sexy Zebras, Dinero e incluso Calamaro que el de las bandas de las que vienen, pero debería.

Calificación: 7,5/10
Lo mejor: ‘Ya no’, ‘Barro y fuego’, ‘Vértigo’, ‘Hay algo’ y los singles ‘Me vuelvo con lo puesto’ y ‘Restos’.
Te gustará si te gustan: Los Planetas, Sidecars, Los Rodríguez
Escúchalo: Spotify

Nick Cave & the Bad Seeds repasa 30 años de carrera en su mayor recopilatorio hasta la fecha

0

nickcaveNick Cave & the Bad Seeds ha anunciado ‘Lovely Creatures’, su mayor compilación hasta la fecha. El disco abarca 30 años de canciones de la banda desde su álbum debut, ‘From Her to Eternity’ hasta ‘Push the Sky Away’ -se ha excluido su notable último disco, ‘Skeleton Tree’-. El álbum sale el 5 de mayo en edición CD estándar, triple LP, Deluxe 3CD con DVD y una edición «super deluxe» limitada.

‘Lovely Creatures’ incluye grandes canciones conocidas de Nick Cave y compañía como ‘Stagger Lee’ y ‘The Mercy Seat’, por supuesto no excluye ‘Where the Wild Roses Grow’, y tampoco deja fuera éxitos recientes como ‘Jubilee Street’ y ‘We No Who U R’. También encuentra canciones que los recién llegados al grupo solo conocerán de apariciones en televisión o cine, como ‘O Children’ (‘Harry Potter y las reliquias de la muerte’) y la sorprendente ‘Red Right Hand’, perteneciente a la serie ‘Peaky Blinders’.

Nick Cave ha diseñado el listado de canciones de ‘Lovely Creatures’ con la ayuda de Mick Harvey; además, los propios miembros de la banda -pasados y actuales- han colaborado con la edición compartiendo sus propios archivos audiovisuales personales, que han sido recopilados en un libro que, además, incluye ensayos originales de Cave. Este libro está disponible como parte de la edición ‘Super Deluxe’, que viene con un DVD de más de dos horas de duración con contenido audiovisual nunca antes editado.

‘Homo Zapping’ prepara una nueva temporada completa

1

homo-zapping-2017Tras el éxito cosechado por el especial pre-uvas emitido por Neox el penúltimo día de 2016, Atresmedia acaba de anunciar el regreso definitivo del programa de parodias ‘Homo Zapping’. Según La Información, El Terrat ya ha recibido el encargo en firme del grupo audiovisual para grabar nuevos programas de este formato, que en principio se emitirán el próximo verano.

Homo Zapping’ fue uno de los programas de humor más vistos de la televisión española desde su primera emisión en Antena 3 en 2003 hasta su final en 2007. Producido por El Terrat, el formato estaba basado en sketches cortos protagonizados por presentadores, programas y personajes habituales de la televisión de la época. El programa sirvió de plataforma a la fama de figuras de la televisión y el cine actuales como Paco León, Yolanda Ramos o Silvia Abril.

En el programa de las pre-uvas que arrasó a sus competidores de otras cadenas, con un 3,9% muy superior a la media del canal, viejos conocidos del programa como Raquel Revuelta, Carmen Alcayde o Mercedes Milá dejaban paso a otros de mayor relevancia hoy como Ana Pastor, Alberto Chicote, Cristina Pedroche, Risto Mejide o Loles León, además de programas como ‘Mujeres, Hombres y Viceversa’, ‘Cuarto Milenio’ o ‘Pesadilla en la Cocina’. Puedes volver a verlo íntegramente aquí.

Desoladoras cifras sobre la presencia de artistas femeninas en festivales y conciertos de nuestro país

4

dia-de-la-mujer-ticketeaHoy la web de venta de entradas Ticketea ha emitido un informe especial con motivo de la celebración, el próximo miércoles día 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer. El portal ha analizado la presencia de las artistas en el sector de la música en directo durante el año 2016 en su plataforma, a partir de los conciertos que tuvieron a la venta el pasado año o de los carteles de los principales festivales de música que han anunciado su cartel para 2017. Y las cifras, a decir verdad, no son para celebrar nada. Estas son sus conclusiones:

“En 2016, más de 1,6 millones de personas compraron una entrada en ticketea para asistir a alguno de los 7.300 conciertos que estuvieron a la venta. Analizados los 250 con más entradas vendidas, los datos son los siguientes:

192 de esos conciertos (77%) no tuvieron a ninguna mujer como artista o solista principal, o como miembro del grupo protagonista de la actuación.
– 25 de ellos (10%) estuvieron protagonizados por una artista solista o banda compuesta por mujeres.
– El otro 13% (33 conciertos) tuvieron como protagonista a una banda musical o grupo en el que se incluía, al menos, una mujer.

Entre las pocas artistas que sí han conseguido estar entre los 250 conciertos más vendidos en 2016 en ticketea se encuentran Malú, Zahara, Sweet California, Anni B Sweet, Julieta Venegas, Noa, Bebe, Rozalén… además de grupos o bandas como El Gusto es Nuestro, Amaral, Fangoria, Crystal Castles, Crystal Fighters, Caravan Palace o Fuel Fandango, que al menos incluyen una mujer.

Estos datos contrastan con el interés del público femenino por la música, ya que en 2016, el 55% de los compradores de eventos musicales en ticketea fueron mujeres, dato que se mantiene sin cambios durante los dos primeros meses de 2017.

Pero si los datos que nos arroja la presencia de mujeres en conciertos es pequeña, aún es menor la presencia de mujeres en festivales de música. Analizados los artistas ya anunciados por los 20 festivales más grandes de España, ahora mismo solo 154 de los 1.006 artistas confirmados son mujeres o bandas que incluyen mujeres entre su formación principal.

Este dato supone que solo el 15,4% de las bandas o solistas de los festivales más grandes de España son o incluyen mujeres.

Además, analizados los casi 1.000 conciertos a la venta en la plataforma para este mes de marzo de 2017 en toda España, solo el 22% de ellos tendrá una mujer en el escenario.

Aún así, artistas como Julieta Venegas, Chambao, Diana Navarro, Sweet California, Vanesa Martín, India Martínez, Dulce Pontes, Las Odio, Bambikina, Nora Norman o Amparanoia, o grupos como Amaral, Fangoria, La Oreja de Van Gogh, Fuel Fandango o Triángulo de Amor Bizarro que incluyen mujeres, están en gira y forman parte del catálogo actual de conciertos a la venta”.

Cifras verdaderamente desoladoras que muestran que la música pop no está exenta de hacer autocrítica en materia de sexismo. Precisamente hace unos días surgía una polémica con el festival Azkena Rock, al que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, como patrocinador del evento, recriminó la prácticamente nula presencia de mujeres en su cartel. Y eso que no le faltaban candidatas.

Nicki Minaj saca uno de sus pechos a pasear por París

15

nicki-minaj-pechoLa cantante Nicki Minaj ha sido objeto de todas las miradas durante su presencia en la Semana de la Moda de París. En realidad, la gran noticia sería que la rapera hubiera pasado desapercibida. Sin embargo, esta vez Nicki ha llevado un paso más allá su particular gusto estético y está siendo portada de medios de comunicación de todo tipo.

Todo porque uno de los outfits que lució durante su estancia en la capital francesa dejaba no solo a la vista sino totalmente desnudo uno de sus pechos. Con ese top, obra del diseñador Thierry Mugler, se paseó por toda la Ciudad de la Luz, se fotografió con la Torre Eiffel al fondo y acudió al desfile del diseñador Haider Ackermann. El mal llamado “pezongate” (lo hubiera sido de no ser porque esa zona de su boobie iba cuidadosamente cubierta) ha causado sensación, si bien ninguno de los looks presentados esos días no tenía desperdicio. El caso es que Nicki se lo ha pasado (wait for it) teta. Y como prueba queda ese vídeo en el que se la ve haciendo twerk junto a conocidas modelos al ritmo de ‘Work’ de Rihanna.

Aunque tras ‘The Pink Print’ Nicki anunció que se tomaría un tiempo antes de publicar un nuevo álbum y que pensaba centrarse en su programa de televisión, lo cierto es que no hay mes en el que no haya un nuevo single suyo en el mercado. Tras su featuring en lo último de Major Lazer, hace unos días colaboraba en lo nuevo de Jason Derulo, un ‘Swalla’ ultrapegadizo. Muy mal se tendría que dar para que no siga aumentando su ventaja sobre Taylor Swift en cuanto a número de entradas en el Billboard Hot 100.

Una publicación compartida de Nicki Minaj (@nickiminaj) el

Una publicación compartida de Nicki Minaj (@nickiminaj) el

Una publicación compartida de Nicki Minaj (@nickiminaj) el

Ariana Grande y John Legend te ponen el azúcar por las nubes con el vídeo de ‘Beauty and the Beast’

9

ariana-grande-beauty-beastLa próxima semana, concretamente el día 17 de marzo, se estrena la nueva versión del legendario film de animación de Disney ‘La bella y la bestia’. Un re-work que cuenta en esta ocasión con algunos actores reales, con Emma Watson en el papel protagonista, si bien numerosos escenarios y personajes han sido recreados por ordenador.

Su banda sonora cuenta también con una nueva versión del célebre tema principal de la película, ‘Beauty and the Beast’, que originalmente interpretaron Céline Dion y Peabo Bryson. Como ya habíamos podido escuchar, en esta ocasión los intérpretes del tema han sido Ariana Grande y John Legend que en el clip oficial estrenado hace unas horas se sitúan en el interior del castillo de la Bestia. No esperábamos menos, pero esta pieza visual resulta un verdadero derroche de cursilería y ñoñerío sin parangón, con especial mención al momento de la rosa humana deshojándose. Una imagen bastante distinta a la que viene ofreciendo la cantante en su etapa ‘Dangerous Woman’. Sin ir más lejos, hace unos días lanzaba un vídeo para ‘Everyday‘ en el que mostraba a varias parejas chuscando por doquier.

En las últimas horas la nueva peli de la factoría Disney está provocando titulares, al desvelarse que en ella el personaje de LeFou (interpretado por Josh Gad) es gay y está secretamente enamorado de su mejor amigo, el guaperas Gastón. Triste pero nada sorprendentemente, un país abiertamente homófobo como Rusia ha amenazado con prohibir por ello el estreno de ‘La bella y la bestia’. Sin embargo, como hemos leído por ahí, a las autoridades rusas no parece suponerles ningún problema la relación principal del filme, entre una joven y una amorfa mezcla de toro, león y humano.

Pros y contras de ‘Logan’, el último zarpazo de Lobezno

5

logan-hugh-jackmanSe acabó la vida cinematográfica de Lobezno. O por lo menos bajo las ilustres patillas de Hugh Jackman, que no lo volverá a interpretar. Han sido diecisiete años y nueve películas, tres de ellas centradas en su personaje: las muy flojas ‘X-Men Orígenes: Lobezno’ y ‘Lobezno inmortal’, y la estimable ‘Logan’, que cierra la trilogía. Esta última la vuelve a dirigir James Mangold, responsable de la segunda. Pero da un poco igual. Teniendo en cuenta el peso que tienen la mayoría de los directores en los blockbuster de superhéroes, la podría haber dirigido mi perro. Que encima muerde. ¿Cuáles son los pros y los contras de ‘Logan’?


Lo mejor de ‘Logan’

1. Es un filme de superhéroes, pero también un inesperado y cautivador neo-western. Hace unas semanas recomendábamos varias películas actuales del oeste que llevan a cabo una estimulante reformulación de los viejos arquetipos del género. Pues bien, podríamos añadir ‘Logan’ a la lista. Esta última aventura de Lobezno está más cerca de un polvoriento western fronterizo o uno crepuscular de Clint Eastwood que de una película clásica de superhéroes. ¡Si hasta hay un homenaje a ‘Raíces profundas’ (1953)! Aunque no es la primera vez que Mangold pisa territorio vaquero. En 2017 rodó el revitalizante remake ‘El tren de las 3:10’.

2. El “mannequin challenge” de Charles Xavier. A pesar de lo mucho que lo intenta, ‘Logan’ no te araña las retinas con escenas de acción memorables. La única secuencia que no cicatriza en la memoria antes de salir del cine es la del hotel casino. Una vibrante y divertida escena de (in)acción que inyecta un toque de distinción a un conjunto con más arañazos que zarpazos, por muy gores que sean.

3. La familia muy bien, gracias. Un conmovedor Patrick Stewart como el senil Xavier, un carismático Jackman como héroe cansado y una sorprendente Dafne Keen como X-23. Los tres defienden sus papeles de superhéroe con una convicción que ya quisieran otros como Ben Affleck o Will Smith. Enorme trío de actores y personajes.

Lo peor de ‘Logan’
1. Se hace más larga que las uñas de Lobenzo. Hay una norma no escrita entre los productores de blockbusters superheroicos: todas tienen que durar más de dos horas, independientemente de que la historia no dé ni para una. ‘Logan’, con sus 135 minutazos, está hinchadísima. No llega a los niveles de hipertrofia narrativa de ‘Vengadores: La era de Ultrón’ o ‘Batman v. Superman: El amanecer de la Justicia’, pero casi. Si le hubieran metido un poco de tijera (o cuchilla), ‘Logan’ sería una película mucho más equilibrada y, por tanto, mejor.

2. El guión está escrito empuñando una brocha. Mangold ha declarado que se inspiró en ‘Sin perdón’ para escribir y realizar ‘Logan’. Pero la debió ver con la misma atención que pongo yo cuando habla Risto Mejide en la tele. Un ejemplo: Interior. Noche. Tras muchas penalidades, los protagonistas están disfrutando de una distendida cena en un entorno cálido y familiar. Están a gusto y se les ve contentos. Habla Xavier y dice (resumiendo): “estoy a gusto y contento”. Esta redundancia y falta de sutileza sí que no tiene perdón. Y esto es solo un ejemplo. Hay más…

3. El clímax final no está a la altura del personaje. La película quizás sí, sobre todo viendo las dos anteriores, pero el desenlace (de toda una saga y personaje, no lo olvidemos) se queda muy, muy corto. Le falta espectacularidad, tensión dramática, complejidad psicológica, sentido estético y capacidad para sorprender (no hablo ya de conmover) al espectador. Quizá tenga algo que ver el villano, que es menos convincente y amenazante que el Krall de ‘Star Trek: Más allá’, pero toda la parte final es tan rutinaria y convencional como la mayor parte de la dos películas anteriores. 6’9.

Jamiroquai también presentará ‘Automaton’ en Madrid

0

jamiroquai-cloud-92017 marca el regreso discográfico de Jamiroquai, tras 7 años de barbecho. El próximo 31 de marzo verá la luz ‘Automaton’, el nuevo disco del grupo comandado por el singular Jay Kay. Hace algunas semanas se anunció este lanzamiento acompañado del single que le da nombre, una canción que parecía mostrar cierta intención por regresar a una faceta más electrónica.

Entonces también anunció las primeras fechas de una gira de presentación de este álbum en varias ciudades europeas a lo largo del verano, sobre todo en festivales, a los que se sumó después la correspondiente al Cruïlla Barcelona, en el mes de julio. Pues bien, esta misma mañana se ha añadido otra fecha en nuestro país: será en Madrid, pero ya en otoño, el 25 de noviembre. Será, además, la primera vez que Jamiroquai actúen en la capital en un recinto cerrado como el recientemente rebautizado WiZink Center (el Palacio de los Deportes de toda la vida). Las entradas se pondrán a la venta primero en una preventa exclusiva del disco, en Fnac (día 8 de marzo), y después, a partir del día 9 a las 10:00h AM, solo para usuarios registrados en la web de Live Nation. Y ya a partir del 10 de marzo comenzará la venta general en canales habituales.

Tras ‘Automaton’, se ha dado a conocer un nuevo single del álbum, una ‘Cloud 9’ con el clásico sonido disco de sus primeros discos, y un puntito Stevie Wonder. Curiosamente, su vídeo oficial fue rodado en la costa de Almería y cuenta con el protagonismo de la actriz y bailarina española Mónica Cruz, hermanísima de Penélope. También con coches deportivos fabricados cuando se inventó el sonido de Jamiroquai.

alt-J presentan ‘3WW’, en la que caben ecos folk, Beatles y Ellie Rowsell (Wolf Alice)

4

alt-j-2017En las últimas horas se han sucedido las noticias en torno a un nuevo lanzamiento del grupo británico ∆ (alt-J). Primero se insinuó simplemente que habría algo nuevo llamado ‘3WW’ y, tras diversas especulaciones, se ha confirmado que se trataba del nombre de una canción que abrirá su nuevo disco. Este se titula ‘Relaxer’ y se publicará el día 9 de junio.

Ahora también ha emergido su primer avance, que es precisamente ‘3WW’. El tema, producido por el propio grupo, es en sus propias palabras “lo mejor que hayan hecho nunca” y contiene un poco de todo. Tras su comienzo sinuoso y marcial, el bajista Gus Unger-Hamilton toma la voz cantante con aires folk, para más tarde dejar paso al habitual Joe Newman en unos versos que suenan más a los últimos Beatles, hasta que la invitada Ellie Rowsell (del grupo Wolf Alice) irrumpe en la parte más agitada rítmicamente.

Su letra, en contra de las especulaciones de que su título pudiera hablar de una “3ª Guerra Mundial”, habla de “las aventuras de un chaval rebelde en la costa noreste de Inglaterra, culminando con el susurro de tres palabras anticuadas (“three worn words”)”. alt-J presentarán las nuevas canciones de ‘Relaxer’ el próximo mes de julio en Mad Cool Festival.

Varios snippets confirman el carácter reivindicativo del nuevo álbum de Katy Perry

53

katy-perry-pelo-cortoAunque el carácter político-social en la letra de ‘Chained to the Rhythm’ esté muy cogido con pinzas y bien puede acusársele de cierta hipocresía, Katy Perry parece convencida (o tener muchas ganas de convencernos, vaya) de que esta será su etapa reivindicativa, que ella misma define como “purposeful pop” (es decir, pop útil, o pop con mensaje). Así lo atestiguan varios snippets de lo que supuestamente son nuevas canciones del álbum que publicará proximamente (aún no se ha dado a conocer la fecha).

A través de Instagram Stories, ha ido desvelando prácticamente un nuevo fragmento musical diario: en el primero, se escucha cantar a voz en grito y muy claramente “I won’t, no, I won’t apologise / I will not, will not subscribe / Don’t ask me, ask me to normalise”, expresando rebeldía (algo cándida, que para eso es Katy Perry); en otro, que suena a medio tiempo funk, canta “no puedes cortarme las alas”; y en otro, que parece la misma canción que la anterior, dice “soy una diosa y lo sabes”.

Es decir, que siguiendo la estela dejada por Beyoncé en sus dos últimos álbumes, Katy parece también muy volcada con el feminismo. Algo legítimo y necesario, por supuesto, pero que, si no quiere se vuelva en su contra, tendrá que luchar con su propio pasado, en el que no se ha distinguido precisamente (más bien al contrario) por luchar contra estereotipos dañinos (nadie olvida bobaliconadas como ‘I Kissed a Girl’ o ‘You’re so Gay’).

En otro orden de novedades y con un nuevo look directamente hurtado de Miley Cyrus circa 2014, Katy actuó anoche en los premios de la emisora yanqui iHeartRadio, donde volvió a “interpretar” su single, que no deja de bajar en listas, ‘Chained to the Rhythm’. Ante un decorado inspirado en parte en la iconografía mostrada en su vídeo y en parte en la revolución industrial, Katy se acompañó esta vez de un grupo de bailarines infantiles. Obviamente, no ayudó en nada comenzar a actuación subida a una cinta mecánica para correr, pero su falta de fuelle y calidad vocal alcanzó nuevas cotas negativas.

‘Feud’: la serie definitiva de Ryan Murphy

8

feudEs indiscutible que Ryan Murphy se ha convertido en uno de los personajes imprescindibles para entender la televisión de hoy. Eso lo corroboran seriazas como ‘Nip/Tuck’ o ‘Glee’. Pero si hay un género en el que Murphy brilla con luz propia, ese son las series antológicas: ‘American Horror Story’ y ‘American Crime Story’ se han convertido ya, por derecho propio, en dos de sus producciones más aclamadas. Ahora llega ‘Feud’, otra antología que se encargará de contarnos algunas de las disputas más relevantes de la historia reciente. Su primera temporada cuenta la desavenencia entre Joan Crawford y Bette Davis, que se acaloró especialmente durante el rodaje de ‘¿Qué fue de Baby Jane?’. La segunda temporada, que ya está confirmada, contará la historia del Príncipe Carlos y Lady Di, que ahí también hay tela para cortar.

¿Pero cómo surge esta idea? La historia de ‘Feud’ se entiende mejor sabiendo que Murphy es un auténtico fan de Bette Davis. Tanto es así que la entrevistó poco antes de morir, en 1989, y de ahí sacó gran parte de las ideas que después sirvieron para bosquejar el guion de una película. No fue hasta que Susan Sarandon tuvo noticias del proyecto que sugirió a Murphy llevarla a la pequeña pantalla, para ofrecer un mejor contexto sobre una historia de la que ya han corrido ríos de tinta (por ejemplo, en el libro ‘Bette and Joan: the divine feud’ de Shaun Cosidine).

De la serie sorprenden varias cosas. La primera, que Murphy no ha reparado en gastos a la hora de recrear el imponente Hollywood de principios de los años 60. La cuidadísima producción deslumbra en todos los sentidos, y llega a resultar apabullante. La segunda, que en realidad la historia de la producción de ‘¿Qué fue de Baby Jane?’ solo es un pretexto para contar una historia que va mucho más allá. En el tercer capítulo finaliza el rodaje, y comienza a contarse la historia en la que Crawford no perdona a Davis que haya sido nominada al Premio Oscar a la Mejor Actriz. El destino quiso que la ganadora fuese Anne Bancroft, y lo que pasó en la ceremonia… lo dejaremos en suspenso porque corre el riesgo de convertirse en un espoiler de dimensiones bíblicas, por mucho que forme parte de la historia del cine.

No sabemos si la serie llegará a contar cómo, a pesar del odio que se profesaban ambas actrices, terminaron unidas de nuevo en ‘Hush… Hush, Sweet Charlotte’. Tampoco está claro cuánto hay de ficción ni de realidad en lo que se cuenta, pero sí parece claro que todo venía fomentado por el estudio que producía la película y por el director, que buscaban un modo barato de conseguir publicidad en los medios de comunicación de la época. Así ‘Feud’ se convierte en una historia en lo que lo importante no es la rivalidad entre las actrices, sino el rol de las mujeres en Hollywood, el abuso de poder perpetrado por los hombres y el machismo que, todavía hoy en día, asola la industria cinematográfica.

Pero ‘Feud’ también es un statement en contra del edadismo en el mundo del cine, con más de quince personajes interpretados por mujeres de más de cuarenta años, y la mitad de los episodios dirigidos también por mujeres. De hecho, las dos protagonistas, Jessica Lange y Susan Sarandon, hacen un increíble trabajo en sus respectivos papeles, y brillan con luz propia en una serie en la que, desde luego, la cosa no está nada fácil. Eso sí, no hay nada como volver a los clásicos: si estás pensando en ver ‘¿Qué fue de Baby Jane?’ (también disponible en HBO a través de streaming, como la misma ‘Feud’, que se estrena este lunes 6 de marzo) para repasar antes de la serie, es recomendable hacerlo después: es imposible superar el magnetismo de Bette Davis y de Joan Crawford en la controvertida película.

Calificación: 9/10.
Destacamos: Jessica Lange y Susan Sarandon están increíbles pero si hay que quedarse con una… nos quedamos con Susan.
Te gustará si te gusta: las historias controvertidas con el cine en blanco y negro como telón de fondo.
Predictor: ¡queremos más!

Ed Sheeran / ÷

41

ed-sheeran-divide¿Es posible que la figura de Ed Sheeran sea polémica precisamente por ser la antítesis de un artista polémico? El inglés no es el típico cantante guapo que despacha millones ni tiene un físico espectacular; no es, como canta en ‘New Man’, el que tiene unos abdominales a prueba de cervezas. Es el que en su propia firma de discos parece más el fan guardando cola que la superestrella del pop… pero es una superestrella del pop, alguien que vende más discos que otros gigantes como Bruno Mars y al que, en términos comerciales, hoy en día solo puede toserle Adele. Y todo esto con un repertorio que es en un 90% sobre el amor, y no precisamente a lo Lykke Li, ni con intrincadas metáforas, sino de forma… ñoña, para qué evitar el elefante en la habitación.

Sus letras son como son, y Sheeran puede llegar a ser muy pasteloso, en este disco encontramos ejemplos como “now I know I’ve met an angel in person / and she looks perfect”, “spending my life / falling deeper in love with you”, “I’m not scared of passing over / or the thought of growing old / because from now until I go / every night I’ll kiss you you’ll say in my ear / oh we’re in love aren’t we?”… y podríamos seguir. La pregunta es si esto es necesariamente negativo. Hemos escuchado muchas veces (incluidos los que lo hacéis porque os saltan en el modo aleatorio) eso de “te voy a escribir la canción más bonita del mundo” o “esperaba con la carita empapada a que llegaras con rosas” y podemos reconocer que esos temas tienen parte de su gracia precisamente en una letra que dispara el nivel de glucemia.

Los defensores del pelirrojo aplauden el mérito de llegar hasta donde ha llegado teniendo esa imagen de cantautor fiel a sí mismo que no necesita ayuda ni grandes producciones más allá de su guitarra y su pedal, mientras sus detractores se quejan de que ha encontrado el tipo de canción que le funciona y que repite el patrón pasteloso en prácticamente todas ellas. Ambos tienen parte de razón. Sheeran sí tira de productores (en este disco sobresale de nuevo Benny Blanco), pero es verdad que mucho menos que otros cantantes similares, y evidentemente él (y su equipo) buscan éxito comercial, tanto repitiendo patrones como mezclándolos con el estilo de moda (‘Shape of You’), pero también se arriesga (‘Galway Girl’, abrir rapeando en ‘Eraser’), y su patrón no es solo su fórmula de llenarse los bolsillos; es, aunque la expresión suene pedante, su verdad. Su visión del amor se puede compartir o no, pero es la que es, y su “vamos a casarnos, tener hijos, envejecer juntos y vivir en la casa de la piruleta” queda más claro que nunca en un álbum que en gran parte está dedicado a su actual novia, Cherry Seaborn, y al que, si te pasó como a un amigo al que le dedicaron ‘Thinking Out Loud‘ en mitad de una calle llena de gente, deberías temerle porque deja varios sucesores.

Esta visión, cuando funciona, funciona muy bien. Ahí están las cuasi nupciales ‘Hearts Don’t Break Around Here’ o ‘How Would You Feel (Paean)’. Pero el álbum habla también de otras cosas y las intercala entre lo amoroso para no resultar pesado. Empieza, de hecho, con Sheeran rapeando -con mayor o menor fortuna- sobre su camino a la fama y lo que ha supuesto ésta para él en ‘Eraser’, donde funciona bastante bien el mensaje de auto-afirmación de “I’ll find comfort in my pain”. Sigue la ya conocida ‘Castle on the Hill‘, donde Sheeran pone toda la carne en el asador en cuanto a nostalgia y épica, dando uno de los números más destacables del disco. Y empieza el amor con ‘Dive’ (aunque no tanto en un todo me parece bonito sino desde la posición recelosa de alguien con miedo a que le rompan el corazón otra vez) y, con un punto más sexual, en ‘Shape of You‘, que funciona mejor dentro del conjunto que en solitario (aunque no es de sus composiciones más destacadas, se agradece un sonido tan distinto al del resto del álbum). ‘Perfect’, que por momentos parece una actualización de ‘The Lady in Red’, ‘Happier’ y el especial encanto de ‘Hearts Don’t Break Around Here’ y ‘Paean’ vienen a confirmarnos que estamos ante un disco de Sheeran, aunque es interesante observar un cambio de rol que se da aquí y que no es muy común: es él quien está hablando de casarse, tener hijos y envejecer con ella como máxima aspiración, es él quien está diciendo que se siente más seguro cuando está con ella, es él quien habla de sexo pero sin olvidarse del amor, es él quien espera a su princesa o, como en el vídeo de ‘Shape of You’, a su heroína que le defiende cuando le quieren partir la cara.

En el ecuador, y, de nuevo, como contapunto entre dos baladas, encontramos una canción con referencias a Van Morrison, la cerveza Guiness o el whiskey Jameson: ‘Galway Girl’, por la que Sheeran tuvo que luchar para mantenerla en el disco y que, si la discográfica acepta lanzarla como single, podría estrellarse… pero también podría ser un pelotazo responsable de que tengamos en el próximo año decenas de temas pop con flautas irlandesas y demás toques folclóricos, porque lo cierto es que la mezcla no le queda nada mal. Menos novedosa es ‘New Man’, que por momentos parece un descarte de ‘x’, aunque tienen su gracia algunas de las formas en las que ridiculiza al nuevo novio de su ex (la referencia al blanqueamiento anal y a la discografía de Ministry seguramente dará que hablar).

Después de un tímido acercamiento a la política en ‘What Do I Know’ (con unos acordes muy parecidos a ‘Love yourself’, ¿por qué será?) y de ‘Paean’, es ‘Supermarket Flowers’ la encargada de cerrar la edición estándar del disco, un tema de minimos arreglos, escrito desde el punto de vista de su madre y dedicado a su abuela fallecida, que a más de uno le hará quitarse una pestaña que se le ha metido en el ojo. Los bonus tracks no son especialmente reseñables, aunque es interesante que ‘Save Myself’ cierre el disco conectando con la temática de autocuidado que lo abría, y habría que estar atentos a ‘Nancy Mulligan’ en caso de que ‘Galway Girl’ lo petase y quisiesen estirar el chicle, que decisiones más absurdas se han visto con un bonus track (menos hay que comentar sobre ‘Bibia Be Ye Ye’ y su ‘Spanish Lessons’ particular, ‘Barcelona’).

En definitiva, ‘÷’ es un buen disco de pop y no deja de ser, para lo bueno y para lo malo, un disco de Ed Sheeran. La buena noticia es que a quienes les gusta su estilo tienen aquí nuevos temas que escuchar a todas horas, y también que incluso a quienes les desquicia pueden llevarse una sorpresa… lo que está claro es que aquí hay material para suponer un paso definitivo hacia el estrellato mundial, aún mayor de lo que suponía ‘x‘.

Calificación: 7,1/10
Lo mejor: ‘Castle On The Hill’, ‘Galway Girl’, ‘Hearts don’t break around here’, ‘How would you feel (Paean)’
Te gustará si te gusta: poner a tu pareja de bebé como foto de perfil… pero también si, aunque no soportas ‘El diario de Noa’, a veces te apetece (en el fondo) un plan de “lluvia, peli y mantita”.
Escúchalo: Spotify

Adolescentes “on fire” en lo nuevo de The New Pornographers

1

new-porno-high-ticketEl supergrupo canadiense The New Pornographers publicará su nuevo álbum el día 7 de abril. Se titula ‘Whiteout Conditions’ y, de nuevo, reúne los talentos de reconocidos artistas como Neko Case, A.C. Newman o Kathryn Calder, si bien parece que en esta ocasión ha quedado fuera el hasta ahora habitual Dan Bejar, más conocido como Destroyer.

El single principal de ‘Whiteout Conditions’ ha sido ‘High Ticket Attractions’, cuyo divertido y violento videoclip oficial acaba de ver la luz. Dirigido por Dan Huiting (Bon Iver, Majical Cloudz…), comienza mostrando una inocente clase de ciencia en un instituto de niños bien. Sin embargo, un leve incidente desata un efecto bola de nieve y los chicos pierden los papeles a lo grande, hasta convertir las aulas en un campo de batalla, literalmente.

‘Whiteout Conditions’ es el primer álbum del grupo fuera de su sello de siempre, Matador, que editara todos sus discos hasta ‘Brill Bruisers’ (2014). Ahora recurren a la autoedición, aunque en su distribución participa el sello Concord, subsidiaria de Universal que publica a Paul McCartney o James Taylor, entre otros. Además de ‘High Ticket Attractions’, el grupo también ha mostrado otra nueva canción, ‘This Is the World of Theater’, con Neko Case en la voz principal.

Father John Misty canta sobre la ilusión de follar con Taylor Swift cada noche

6

father-john-misty-snlEl episodio de Saturday Night Live emitido la pasada noche, que tenía a la actriz Octavia Spencer como invitada especial, contó con Father John Misty como invitado musical del programa. El ex-Fleet Foxes, con su nuevo look (su poblada barba ha dejado lugar a un escueto bigote), aprovechó obviamente para promocionar un par de canciones de su inminente nuevo álbum, ‘Pure Comedy’. Una de ellas fue la balada crepuscular que titula el álbum, para la que le acompañó su banda habitual de directo respaldada por una profusa sección de vientos que ha propiciado momentos brutales.

Lo más llamativo, en cambio, fue la canción hasta ahora inédita que presentó. Se trata de ‘Total Entertainment Forever’, un tema que trata la temática principal del álbum, una crítica al espacio que la cultura del espectáculo y el entretenimiento ocupa en nuestra vida diaria. Como ejemplo para hablar de esto, la gran ocurrencia de Tillman ha sido comenzar por una fantasía que, en realidad, podría estar muy próxima: la posibilidad de follar con Taylor Swift (por ejemplo) cada noche a través de la realidad virtual. “Es como si alguien viviera mi vida desde el otro lado del espejo”, dice la letra. Poco antes de la actuación, la canción ha aparecido ya en plataformas de streaming.

‘Pure Comedy’ se publica mundialmente el día 7 de abril, y supone la continuación de ‘I Love You, Honeybear’, su segundo álbum y que estuvo entre lo mejor de 2015 para muchos, incluido Jenesaispop. En contraste con aquel que hablaba, desde su personal estilo, sobre la relación con su ahora esposa, ‘Pure Comedy’ trata con su mirada ácida sobre la realidad social, política y económica actual. ‘Ballad of the Dying Man’, por ejemplo, carga igualmente contra hipsters y homófobos en su letra.

Justicia para Chairlift: la relevancia de su collage único

4

chairliftEn su libro de 2011, ‘Retromanía: la adicción de la cultura popular a su propio pasado’, Simon Reynolds identifica el inicio de la ola electropop revivalista de 2008 y 2009 cabalgada por artistas como Lady Gaga, La Roux y Little Boots con la efervescente escena electroclash de finales de los 90 y principios de los 2000 precedida por Daft Punk, Fischerspooner o Miss Kittin. 2008 fue el año en que conocimos a Gaga y apuntábamos que sonaba a la Christina Aguilera electrónica de ‘Keeps Gettin’ Better’ cuando esta ya sonaba a los Goldfrapp de ‘Strict Machine’ cuando estos ya sonaban a Ladytron. Esta obsesión con la electrónica de finales de la década pasada no ha desembocado sino en un revivalismo mucho mayor y todavía vigente de absolutamente toda la música que se hizo en los ochenta, desde el romantic de Depeche Mode reivindicado por Hurts hasta el pop hedonista de Debbie Gibson recuperado por Kristin Kontrol hasta la balada de baile de fin de curso de Whitney Houston reinterpretada por Blood Orange.

En 2012, Chairlift ya llegaban un poco tarde a esta moda con ‘Amanaemonesia’, el tercer single de su segundo disco, ‘Something’, y uno de sus números más brillantes, una composición de synth-pop implacable sobre la falsa magia de las drogas, en la línea de la nueva ola alemana de Nena, con un estribillo infalible, voces operísticas, campanillas y un puente sublime donde la misteriosa narración hablada de Patrick Wimberley daba paso a unas melodías vocales de Caroline Polachek que llevaban la canción directamente al cielo. Su vídeo, grabado en estética VHS y en el que una Polachek disfrazada de pastilla bailaba graciosamente cual profesora de aerobic de los ochenta encima de una lengua humana, es uno de los grandes artefactos retro que ha dado el pop esta década. ¿Cuánto importa lo tarde que llegara?

Con ‘Something’ habían pasado cinco años desde el debut de Chairlift, ‘Do You Inspire You’, un lustro durante el cual la música popular había dado paso a otros iconos retro como Lana Del Rey, The xx o Bruno Mars. El dúo formado por Polachek y Wimberly (antes un trío), sin embargo, dio en su segundo disco con canciones tan buenas que del primero prácticamente nadie se acordó más allá de sus singles. Precisamente, Chairlift es una de las ausencias notables del libro de Reynolds junto a The Ting Tings (también lo son MGMT y Crystal Castles por otras razones) porque ambas bandas formaron parte de la generación de artistas que halló el éxito comercial gracias a un anuncio de iPod con canciones puramente retrospectivas bastante antes de la explosión electropop de 2009. No hay que olvidar que el debut de The Ting Tings se titulaba ‘We Started Nothing’.

El primer pequeño éxito de Chairlift, ‘Bruises’, no era electro sino más bien un homenaje nada discreto a los The Cure más pop, los de ‘The Head On the Door’. La juguetona melodía vocal de Polachek en esta canción, la irresistible simplicidad de su base rítmica, la jugosa línea de sintetizador del puente y la sonoridad de esos «black and blue» de su estribillo construían un clásico del pop contemporáneo que se mantiene fresco hoy en día. Este sonido tenía continuidad en el disco en canciones como ‘Planet Health’, un medio tiempo arrebatador que sonaba a esos mismos The Cure pero con una pátina de Prince, o ‘Evident Utensil’, que era como un clásico perdido de los B-52s versionado por los Sugarcubes. La misma voz de Polachek, a veces suave, otras operática, temblorosa y exaltada, parece una fusión alocada de Björk, Imogen Heap y Kate Bush.

No son precisamente «cool» los 80 que reivindican Chairlift: Peter Gabriel, A-Ha o Pat Benatar parecen otras influencias (voluntarias o no) en su sonido y parece que su fetiche por los ochenta más melódicos es clave en que sus canciones hayan perdurado más allá de modas. Es pertinente apuntar que el vídeo de ‘Evident Utensil’ empleaba la técnica nostálgica de «datamoshing» en 2008 antes que Kanye West lo hiciera ese mismo año o después lo recuperaran David Bowie, Unknown Mortal Orchestra, Beach House o Calvin Harris, pero mucho más lo es recordar que una canción tan perfecta como ‘I Belong in Your Arms’ de su segundo disco no sonara a otra cosa que a un clásico de Belinda Carlisle o que ‘Met Before’ fuera esencialmente un hit llenaestadios perdido de Bananarama.

En su entrevista para The Guardian de 2016, Chairlift reconocía que es «un tanto complicado hacer música y estar en internet en una época en que la apropiación cultural está en boca de todos, cuando Nueva York es una mezcla de tantas culturas diferentes». Hablaba de su último trabajo, ‘Moth’, ya el último que escucharemos de Chairlift, por los diversos sonidos de sus canciones, que evocaban tanto Chicago (‘Moth to the Flame’) como Tokio (‘Ottawa to Osaka’). Pero el sonido de Chairlift es precisamente eso, un «collage» de influencias. ‘Wrong Opinion’ ya contenía texturas siniestras en la línea de Depeche Mode, Tears for Fears o Stereolab. Que Chairlift mire a otras culturas es incluso natural porque su sonido siempre ha sido puramente retrospectivo y global.

Pero ‘Moth’ consiguió ubicar a Chairlift a medio camino entre el pasado (influencias), el presente (producción) y la atemporalidad de su idiosincrático estilo sonando, sobre todo, a Nueva York (R&B, jazz, disco). En muchos sentidos, ‘Moth’ sublimó las aspiraciones comerciales de Chairlift después de su colaboración con Beyoncé en un disco tan extraño como siempre pero más apto que nunca para la radiofórmula. ‘Ch-ching’ era la canción perfecta para dar este paso, un número de R&B y hip-hop explosivo con vientos brillantes y arreglos burbujeantes, mientras ‘Crying in Public’ presentaba una de sus melodías más hermosas contándonos la historia de un lamento urbano, cuando Caroline llora en el metro abrumada por la belleza de las pequeñas cosas de la vida y logra extraer trascendencia de un instante mundano.

La separación de Chairlift no será nunca justa sin una reivindicación apropiada por su parte de ‘Polymorphing’, para quien esto escribe la mejor canción del grupo. ‘Polymorphing’ habla de las diversas formas que el ser humano adopta ante el amor y es un número de R&B suave irresistible, como de un Al Green adulterado, con la que el dúo conseguía asentar su sonido en 2016 de manera más firme que nunca gracias a un estribillo que evocaba la nostalgia errante de un CD rayado y, sobre todo, gracias a un puente espectacular en el que la parte que va del «everybody just calm the fucking down» de Wimberley, los delirantes «polololololomorphing» de Caroline y su grito de terror final hasta la melodía vocal final que abre los cielos al oyente constituía uno de los momentos pop más brillantes de los últimos tiempos.

Así que sí, la separación de Chairlift supone una gran pérdida para el pop actual. En un 2017 en que parece más claro que nunca que la verdadera innovación pop es imposible, cuando Adele vende millones de copias de sus discos de soul blanquito y Bruno Mars triunfa sonando exactamente a las canciones que él escuchaba de pequeño, cuando incluso innovadores como Frank Ocean realmente no lo son tanto, cuando productos retro destilados y estériles como los últimos trabajos de Taylor Swift y Ed Sheeran son número uno en ventas, cabe preguntarse si algunas de estas obras fascinará o perdurará como lo ha hecho el repertorio de Chairlift. De momento su separación nos hace ver con perspectiva que las buenas canciones sobreviven a las modas, miren estas al pasado o al futuro. Y a Chairlift les sobran.