Inicio Blog Página 1211

Legal Music acusa a la Consejería de Murcia de incumplir el patrocinio acordado para el SOS 4.8

3

sos48Conocemos parte del cartel del Sónar, del FIB, del Primavera Sound, del Bilbao BBK Live, del Low, del Vida… ¿pero qué pasa con el SOS 4.8 que se celebra de hecho mucho antes que todos ellos? Legal Music, la empresa que ha organizado sus nueve ediciones hasta ahora, ha anunciado mediante burofax a la consejera de Cultura de Murcia, Noelia Arroyo, la suspensión del festival por problemas económicos.

Así lo informa Murcia Economía, si bien desde la Consejería de Cultura aseguran que habrá festival con o sin esta empresa, pues consideran que el burofax es sólo una forma de presión para que los 170.000 euros de subvención para el SOS pasen a ser 300.000. Otra opinión tiene Legal Music, desde donde aseguran que la Consejería ha incumplido las condiciones de patrocinio del festival «desde 2013».

Según Murcia Economía, no habrá más dinero para este festival por parte de la Consejería, «aunque ello signifique retirar la confianza a Legal Music para buscar una nueva empresa organizadora». Murcia plantea organizar el SOS 4.8 con otra empresa, pues el registro de la marca les pertenece, mientras desde la compañía madrileña recuerdan que no es posible «organizar un evento musical llamado ‘SOS 4.8’ sin la participación de Legal Music». El asunto podría resolverse en los tribunales, a tenor del comunicado emitido ayer por Legal Music:

«Ante las manifestaciones vertidas por la Ilma. Sra. Dña. Noelia Arroyo Consejera de Cultura y Portavocía del Gobierno Regional de Murcia en su comparecencia en la Asamblea Regional el pasado día 16 y posteriores manifestaciones en medios regionales, nos vemos en la obligación de informar de cuanto sigue:

1. Las dificultades económicas en las que se encuentra LegalMusic En Vivo, S.L. empresa organizadora del festival SOS4.8 se deben esencialmente a los incumplimientos de la Consejería de Cultura de la CARM respecto de los compromisos de patrocinio del festival desde la edición del año 2013 en adelante.
2. La Consejería de Cultura se comprometió para las ediciones 2013 en adelante en patrocinar el festival con las aportaciones económicas y la estructura jurídica necesarias para hacerlo sostenible, cosa que no se produjo en ninguna de las ediciones posteriores a la de 2013.
3. Si el festival se ha podido realizar en estas ediciones ha sido gracias al esfuerzo y a la responsabilidad tanto de los proveedores como de los patrocinadores de SOS4.8 y no de las facilidades o predisposición de la Consejería.
4. El SOS4.8 es un festival sostenible siempre y cuando cada uno de los participes cumpla con sus obligaciones y la primera obligación de un patrocinador principal, como lo es la Consejería de Cultura, es aportar los fondos que se ha comprometido vía patrocinio, cosa que no ocurrió desde la edición 2013.
5. Queremos reiterar nuestra voluntad de poder llevar a cabo una nueva edición del festival pero es precisamente la actitud de la Consejería de Cultura la que lo está impidiendo. Prueba de ello es que en ningún momento hemos acudido a los medios de comunicación para comentar la situación presente, intentando mantener la necesaria confidencialidad, cosa que es evidente que la Consejería no ha hecho.
6. Desde LegalMusic En Vivo, S.L. estamos abiertos a cualquier acuerdo con la Consejería de Cultura que permita la sostenibilidad del festival y evite que un activo ya básico para la cultura y la promoción de la Región se pierda, recordando a estos efectos que el SOS4.8 en las pasadas ediciones ha supuesto una media de 9,6 millones de euros de impacto económico en la Región y una recaudación sólo en impuestos indirectos de 1,3 millones de euros.
7. Para finalizar indicar que el festival SOS4.8 no puede realizarse sin LegalMusic En Vivo, S.L. por ser su creador original y cualquier persona o entidad que pretenda hacerlo sin el concurso de LegalMusic En Vivo, S.L. cometerá una ilegalidad que será perseguida por la empresa en sede de tribunales.
8. Para finalizar, y como no podría ser de otro modo, en el supuesto en que la edición 2017 del SOS4.8 no llegara a realizarse, las entradas adquiridas serían devueltas a la mayor brevedad por la organización«.

La consejería, que ya había pedido explicaciones a Legal Music hace semanas sobre su estado económico, cree que habrá SOS, aunque a falta de cuatro meses para la celebración del festival, cabe cuestionar cosas como qué bandas quedarán disponibles para la contratación y de cuánto presupuesto se dispondrá.

El SOS 4.8 se celebraría del 28 al 30 de abril y las entradas han estado a la venta en su web. Su Facebook no se actualiza desde noviembre, mientras su web oficial invita a sugerir nombres para su cartel.

‘The OA’: cuánto ha cambiado la programación navideña de televisión

1

theoa«‘The OA’: ¿revelación o timo?», nos preguntaba una usuaria recientemente a través de una red social. La serie cuyos 8 episodios han llegado hace unos días a Netflix sin previo aviso ni apenas hype ha sacudido el mundo seriófilo aunque este estaba ya saturado de propuestas y temporadas acumuladas a través de las numerosas plataformas existentes, y de las que quedan por venir y desarrollar.

El secretismo en torno a ‘The OA’ ha jugado a su favor. Cuando nadie lo esperaba, muchos se han encontrado devorando lo nuevo de Zal Batmanglij (‘Sound of My Voice’, ‘The East’), con música de su hermano Rostam (Vampire Weekend, Hamilton Leithauser) y la participación puntual como actriz de nada menos que la cantante Sharon Van Etten, autora de discos tan notables como ‘Are We There‘ o ‘Tramp‘ (también sale Paz Vega). ¿Qué ha jugado en contra? Que las comparaciones son odiosas.

‘The OA’ cuenta la historia de Prairie Johnson (interpretada por Brit Marling, también guionista de la mayoría de los episodios), una chica ciega que, tras desaparecer 7 años, reaparece, se tira por un puente y vuelve a casa con la vista recuperada. De vuelta, se niega a revelar a sus padres y al FBI dónde ha estado o lo que ha sucedido. En cambio, encontrará refugio en un grupo imposible que incluye un adolescente incapaz de contener su ira, un personaje transgénero, una profesora solitaria y un empollón con problemas en casa. ¿A quién recuerda este hatajo de perdedores tan entrañable? Inmediatamente a ‘Stranger Things’.

Por ahí, ‘The OA’, que también está teniendo críticas negativas, algunas bastante divertidas, solo conocerá el camino de la decepción. Ni su guión es tan rico, ni tiene tantos recovecos, ni se preocupa por cerrar flecos (¿qué pasa con el campamento de Steve? ¿por qué es tan importante reunir a 5 personas fuertes tal día cuando después los encuentros se van repitiendo tranquilamente?), ni termina de explotar sus posibilidades, por ejemplo las del malo (Hap debería dar mucho más miedo). Sin embargo, si te la tomas como una alternativa a lo que ha sido tradicionalmente la televisión por Navidad, con redifusiones de películas ad nauseam, programas de humor más que dudoso en pleno 2016 y programas musicales pensados para gente que solo se interesa por la música durante 15 días al año, resulta que Netflix ha vuelto a meter otro gol.

Que se haya programado esta serie de cara a estas fechas no puede ser casualidad. Ya ‘Stranger Things’ tenía un poso navideño más allá de los valores familiares y las luces de Winona Ryder, y ‘The OA’ exprime ese filón aprovechando el momento en que se ha producido su estreno: la nieve en la fría Rusia, de donde resulta provenir la protagonista (grandes esos créditos en el episodio 1); el halo de cuento de hadas a punto de convertirse en cuento de terror a lo Tim Burton que envuelve los flashbacks de su infancia; la magia y la fantasía de los pasajes más allá de la muerte… y sobre todo, el planteamiento de una familia alternativa para personajes (y personas) alienados necesitados de comprensión y afecto. Son clichés, sí, pero insisto: ¿en qué fechas estamos?

‘The OA’, con sus más y sus menos, es una golosina para fans de ‘Fringe’, el festival de Sitges y ‘Cuarto milenio’, esto es, seguidores de la ciencia ficción al margen del hiperperfeccionismo o de la credibilidad, pero sobre todo es una serie ágil, no extremadamente pretenciosa (un par de capítulos ultra breves incitan a su visionado en un par de maratones), que en su último episodio sabe convertir toda su ridiculez en una cumbre narrativa emocionante para ese otro público al que aluden Rostam, Sharon Van Etten, el chico transgénero o la propia protagonista, a la que su madre adoptó, ciega, sólo para que se quedase para siempre con ella. ¿Quién es, por tanto, su verdadera familia? ¿La biológica, la adoptiva o la de «los cinco»?

Dicen que habrá segunda temporada si el público responde. Espero que sea el caso, pues mientras sus «haters» piden «contexto», la serie te ofrece este: aquí tienes un planazo para la aburrida tarde del domingo 25 de diciembre. Hay más cosas que hacer que esperar 340 días al año a que vuelva ‘Stranger Things’… 7,9.

‘Ici & Maintenant (Here & Now)’, el carpe diem de Yelle

6

yelle-herenowYelle presentan una canción suelta este 22 de diciembre, con un divertido vídeo coreografiado que estrena para España JENESAISPOP. La canción la han presentado en Facebook como un «regalo navideño» que en principio no avanza ningún disco de estudio conocido. Se trata de ‘Ici & Maintenant (Here & Now)’, una composición que llega después de sus tres álbumes, el exitoso debut ‘Pop Up’, el notable ‘Safari Disco Club‘ y su aventura con Dr. Luke ‘Complètement Fou‘.

Julie Budet describe la pizpireta canción de manera sencilla: «la gente está obsesionada con el pasado y el futuro, así que vivamos el momento». La producción ha corrido a cargo del propio GrandMarnier y de Vaughn Oliver del dúo estadounidense Oliver, conocido sobre todo por su canción de pop industrial ochentero ‘Electrify’.

El vídeo que podéis ver cuenta con la participación de Nathan Barnatt, a quien Yelle conocieron cuando subió un vídeo casero para el remix que Madeon realizó de la canción de la banda ‘Que veux tu’. Ese vídeo casero acumula 3 millones de visualizaciones. Kane West (no Kanye, se bromea con que «Yelle han robado la Y») de PC Music ha realizado una remezcla de la nueva canción, que podrá oírse próximamente.

Teenage Fanclub / Here

Resulta admirable que Teenage Fanclub continúen publicando discos con grandes canciones cuando están cerca de su tercera década como banda. Pero más que el hecho de hacerlo, lo que es de quitarse el sombrero es que lo sigan haciendo sin una falta a sus sencillos preceptos estéticos : guitarras cuidadas, arreglos medidos, algún desmelene ruidoso – apenas ya ocasional– y siempre melodías vocales bonitas. Y encima, continúan desprendiendo pasión en ello. ‘Here’, además, ha obtenido su mejor marca en las listas británicas (Top 10) desde que publicaran ‘Grand Prix’ en 1995 (Top 7), nada menos. Es decir, el interés por la banda no solo no se ha perdido sino que está más vivo que nunca.

En cuanto a la calidad general del álbum en sí, ‘Here’ se queda algo por debajo de su antecesor, ‘Shadows’, e incluso de ‘Man-Made’, el anterior a aquel. En aras de la paz interna y del equilibrio, Norman Blake, Gerard Love y Raymond McGinley siguen apostando por la total democracia artística, aportando canciones escritas por cada uno de ellos a partes iguales. Con Blake y Love más a la par, McGinley es el que más cojea, especialmente en temas taciturnos y poco generosos en riqueza melódica. Caso de ‘I Was Beautiful When I Was Alive’ (desalentador título) o ‘Steady State’, que suponen baches, y no leves, en la escucha del álbum. La triste y algo soulera ‘With You’ y la animada ‘Hold On’, en cambio, le redimen un poco.

Blake y Love, en cambio, sostienen cierto tour de force creativo a lo largo del disco, pugnando por ver quién entrega un nuevo clásico del grupo. ¿‘I’m In Love’ o ‘Thin Air’? ¿’The Darkest Part of The Night’ o ‘I Have Nothing More To Say’? ¿’Live In The Moment’ o ‘The First Sight’? Al final, el «enfrentamiento» queda en un empate técnico entre ambos: Blake brilla más puntualmente, pero Love es más regular. Pero es lo de menos, porque los que de verdad salimos ganando somos los oyentes. Y es que esa pugna, entre estupendos y sutiles arreglos de teclado, cuerdas y vientos, supone varias nuevas grandes canciones para una discografía sobrada de ellas, a la altura de lo que cabía esperar de ‘Here’. Un disco que, además, deja entrever en sus letras celebratorias aunque melancólicas sobre el amor, celebrando cada día que amanece, dando gracias por lo que tienen y lo que son.

Teenage Fanclub presentarán ‘Here’ en una gira por España el próximo mes de febrero; el día 22, en la sala Oasis de Zaragoza; el 23, en la sala La Riviera de Madrid; y el 24, en el Kafé Antzokia de Bilbao. Puedes encontrar los tickets aquí.

‘Bitch Better Have My Money’: banda sonora para el Sorteo de Lotería Nacional

4

loteria-jnspHoy se celebra el Sorteo de Lotería Nacional, como cada 22 de diciembre. Recopilamos para Kia Music Box una playlist con una posible banda sonora para esta jornada, para los pocos que ganarán, para los muchos que perderán y para los que rabien cuando su ex resulte haber comprado el décimo premiado. Comenzamos, cómo no, con esas «vísperas de ilusión llenas de superstición» a las que cantaba Gabinete Caligari en ‘Que Dios reparta suerte’, y continuamos con la reciente respuesta de Novedades Carminha en ‘Que Dios reparta fuerte’. No faltan las exigencias con delirios de grandeza de Rihanna en la desafiante ‘Bitch Better Have My Money’ o la eufórica «Carrera por el premio» de Flaming Lips. Aunque para ‘Euphoria’ colectiva por supuesto la de Loreen.

En la sección «suerte» destacamos una ‘Lucky Ones’ de Lana del Rey que hoy sonará más que nunca como un villancico y como una canción sobre una pareja desafortunada que, por una vez, tiene un día bueno; o la zen ‘Lucky Man’ de The Verve, una canción tan equilibrada que serás feliz te haya tocado el Gordo… o nada. Hay canciones sobre la lotería de Damien Jurado y Alanis Morissette (‘Ironic’ citaba a un hombre de 98 años que gana la lotería y muere «al día siguiente»), y también para los que sueñan con dinero (Pet Shop Boys, ‘If I Were A Richman’, ‘Money, Money’). Entre otras sorpresas (atentos a cómo ha envejecido el tema de cierre de la playlist), no podemos evitar incluir -para perdedores- el rabioso y vengativo ‘Good Luck’ de Basement Jaxx o el tristón ‘Vaya suerte que tengo’ de Los Punsetes; así como una sección «coros infantiles» que igual da una idea sobre qué hacer los otros 364 días del año a los Niños de San Ildefonso. Podéis escuchar las 20 canciones aquí.

¿Ha muerto el clásico navideño después de Mariah Carey?

44

mariah-reindeerUn año más llega la Navidad, aunque llevamos ya casi un mes de casas, colegios, calles y escaparates con sobredosis de espumillón y demás ornamentos. También cambia, obviamente, la música que nos rodea, casi como un aspecto decorativo más: los hilos musicales de los centros comerciales atronan con villancicos y canciones de Navidad en constante loop. Anuncios, programas de radio, ‘The Voice’ y similares, tres cuartos de lo mismo. A la vez, proliferan las playlists en blogs, webs o entre los usuarios. Y muchos artistas siguen, año tras año, probando suerte con el lanzamiento de canciones navideñas o incluso discos enteros. Se puede afirmar incluso que es una tradición que en los últimos años goza de excelente salud, especialmente en el mundo anglosajón, donde los lanzamientos se cuentan por decenas cada año, firmados por artistas mainstream, sí, pero también por artistas de jazz, de country y hasta de música indie. El problema radica quizá ahí: en lo que encierra la palabra “tradición” y su insoportable peso. Porque a pesar de toda esta avalancha, ¿desde cuándo no tenemos un nuevo clásico navideño?

Las opciones a la hora de encarar la grabación de una canción o un álbum de Navidad pasan por dos rutas distintas pero no excluyentes: la de plegarse a esa tradición y reinterpretar clásicos, o la de atreverse con la comprometida tarea de crear material nuevo. Ambas rutas, transitadas por miles de artistas en los últimas siete décadas, han evidenciado una cruel realidad en las dos más recientes: el clásico navideño parece haber muerto. Incluso de hecho parece llevar muerto más de 20 años. El último gran estándar que sigue siendo interpretado en la actualidad con todos los honores de un clásico es ‘All I Want for Christmas Is You’ de Mariah Carey, año 1994; el ejemplo más reciente, su aparición en el disco navideño de She & Him de este año (la mejor versión del año pasado la firmaron las francesas Juniore). Y desde 1994 el trono permanece desierto.

¿Qué es lo que pasa? ¿Nadie ha sido capaz de volver a componer una canción de Navidad igual de buena desde entonces? La respuesta quizá esté en el mainstream: es obvio que ha habido canciones igual de buenas o mejores, pero ninguna ha sido grabada por artistas de primera línea: podría haber existido en los últimos años una canción navideña grabada por Rihanna, Taylor Swift o Bruno Mars que hubiese cambiado las cosas, pero por razones estratégicas las grandes estrellas han abandonado ese tipo de lanzamientos casi por completo. Kylie cuenta con un honroso intento en su disco navideño del año pasado pero no logró que su single principal (coescrito con Chris Martin) se clasificara en ninguna lista (salvo que cuente ser nº 81 en Bélgica con el remix de Stock Aitken y Waterman). Aunque quizá si la canción hubiese mínimamente buena las cosas habrían sido distintas. Es decir, pocos están dispuestos a jugársela, pero el que se la juega compite con niquelados clasicazos ante los que las comparaciones pueden resultar odiosas.

Con el mainstream enrocado, el efecto es claro: al ser las grandes estrellas los únicos artistas capaces en la actualidad de llegar a colar una canción como clásica en el subconsciente colectivo (ese panal de abeja cada vez más fragmentado y atomizado), la labor ha quedado en manos de artistas de menos impacto. Que por cierto sí han hecho sus deberes y muy bien. Vale, hay que rebuscar entre cientos y cientos de canciones horribles (os aseguro que nadie escucha más música mala para llegar a la que merece la pena que un aficionado a la música navideña), pero hay un puñado de maravillas que en otras manos podrían haber llegado a ser clásicos universales. Canciones sueltas o álbumes enteros. Desde los EPs de Low hasta gran parte de la producción navideña de Sufjan Stevens, maravillas sueltas como ésta de Okkervil River, los discos navideños de Mark Kozelek, de Nick Lowe, de Tracey Thorn… o canciones inmortales -aunque sea para cuatro gatos- como el ‘Everyday Is Christmas’ de los Chamber Strings (la mejor canción que vas a oír estas Navidades si no la conoces, escrita por Kevin Junior, gran olvidado en casi todos los obituarios de este año). Por no mencionar joyas de la presente década como el ‘Merry Xmas’ de Dragonette o el ‘I Wish It Was Christmas Today’ de Julian Casablancas, que en un universo paralelo habrían sido clásicos mundiales. Junto a ‘Home For The Holidays’ de Emmy The Great & Tim Wheeler, ‘The Last Of The Melting Snow’ de The Leisure Society o el ‘On Christmas’ de las Dum Dum Girls.

Con todo, hay que admitir que la curva de aparición de clásicos llevaba mucho en descenso desde aquellos lejanos años 40 y 50, sin duda la época dorada de este tipo de canciones. Fue entonces cuando se originó el mito del éxito navideño, esa canción que podía sacar de pobre a cualquier artista. A estas alturas es un cliché, pero es obligado recordar que el single más vendido de la historia sigue siendo a día de hoy el ‘White Christmas’ de Bing Crosby, editado en 1942. Para los años 60 el peso de los clásicos era ya elevadísimo, como muestra la lista de Billboard de hace exactamente 50 años. Hasta el influyente disco navideño de Phil Spector en realidad sólo contaba con algunas canciones originales.

En los 70 los clásicos se redujeron todavía más, aunque algunos siguen siendo esenciales sobre todo en el panorama británico: ‘Happy Xmas (War Is Over)’ de John Lennon, los macroéxitos de glam navideño de Slade o Wizzard, o delicadezas como el ‘I Believe In Father Christmas’ del recientemente fallecido Greg Lake. En los 80 la tendencia se mantuvo con el obvio ‘Last Christmas’ de Wham pero también con ‘Fairy Tale of New York’ de los Pogues, ‘The Power of Love’ de Frankie Goes To Hollywood o clásicos más underground como el inmortal ‘Christmas Wrapping’ de The Waitresses. Pero llegados los 90… ¿quién se acuerda de algo más que no sea ‘All I Want For Christmas Is You’? La cosa podría haber sido un poco diferente si los Pet Shop Boys no hubiesen desperdiciado la muy desconocida pero magistral ‘It Doesn’t Often Snow at Christmas’ destinándola a regalo para su club de fans: es una canción que tenía madera de número uno. De manera que para cuando llegó el single de Mariah era como si una era tocara a su fin. De hecho es una canción casi anacrónica en su planteamiento mismo: una composición que mira atrás, con una nostalgia entre el pastiche y el homenaje a los viejos clásicos, seguramente con la sensacional ‘Christmas (Please Come Home)’ de Darlene Love en mente. Lo que pasa es que resultó una excelente canción, lo que la hizo pasar al canon por méritos propios.

La canción de Carey es la prueba de que si corres el riesgo y das en la diana, tienes entre manos lo que parece un lanzamiento efímero pero es en realidad algo que seguirá dando dividendos año tras año. Esta lista publicada hace unos días por Forbes confirma que ‘All I Want For Christmas…’ es el “clásico moderno” que sigue apareciendo en lo más alto de las listas de lo más escuchado Navidad tras Navidad. Y en las últimas semanas se ha clasificado en España entre los singles más vendidos. Atención no obstante a la aparición en esa lista de Forbes de dos éxitos navideños más recientes: ese plagio de Justin Bieber a Jason Mraz titulado ‘Mistletoe’ (2011) y ‘Where Are You Christmas?’ de Faith Hill (2000). La de Bieber habrá que esperar algunos años más para ver si perdura, aunque parece obvio que no tiene madera de clásico. Y en cuanto a la difícilmente soportable balada de Faith Hill, parece que 16 años después a ningún artista serio le ha quitado el sueño hacer una versión, y sigue siendo consumida casi exclusivamente por baladófagos de pésimo gusto y concursantes de realities musicales. ¿Lo mejor y más irónico de todo? La coescribió Mariah Carey, pero por problemas legales nunca pudo editarse su versión y acabó grabándola Hill.

Conclusión: ‘All I Want For Christmas Is You’ sigue siendo el último gran estándar. Mientras tanto sigue siendo un misterio si el siglo XXI logrará finalmente dar lugar a algún nuevo clásico moderno. Una incertidumbre que en el fondo parece un aspecto más de esa “muerte de la historia” que parece vivir la música popular actual, la que nos hace preguntarnos cada año (y con cada muerte, de esas que han sacudido 2016) dónde está el relevo de los artistas legendarios. Un relevo que en el caso de los clásicos de Navidad parece igual de complicado e improbable.

Iván Ferreiro / Casa

14

ferreiro-casaComo si hubiera decidido empezar la casa por el tejado, Iván Ferreiro comienza su último disco de estudio por la última canción que compuso para el mismo, la que casi le ha dado título (‘Casa, ahora vivo aquí’), un medio tiempo aderezado con exquisitas cuerdas y piano que rezuma paz, optimismo, felicidad, conteniendo frases como «estaba muerto, para volver había que cantar» o «ahora vivo aquí, pensé que estaba solo y descubrí que estaban todos los que importan». Es, como él mismo ha contado en multitud de entrevistas, la que mejor resume el espíritu del álbum, que iba a ser un disco de ruptura, pero al final ha terminado resultando algo mucho más luminoso.

Y ha hecho bien, porque da gusto escucharle: «hablamos de una ruptura pero no tengo ningún interés en que mi expareja se sienta mal oyendo mi disco. Todo lo contrario», ha dicho en El Confidencial. «Me di cuenta de que no es para tanto, sino que igual nos lo están metiendo en la cabeza eso de que te quedas sin pareja y deberías estar llorando y triste… Vi que era una oportunidad nueva de encontrar mil cosas y, sobre todo, tenía claro que no quería hacer un disco llorón. No tengo nada por lo que llorar (…) A veces, nos regocijamos en lo chungo cuando en el fondo lo que hay que hacer es hablar de lo malo para ver cómo lo vamos a combatir rápidamente».

Así, aunque el disco obviamente contiene pasajes agrios, alicaídos o rabiosos, la sensación de desolación no manda en absoluto. Entre la vertiente más amarga, una ‘Farsante’ al piano que podría haber sido compuesta por uno de los grandes autores de la canción melódica española de los años 70, o los celos de ‘El viaje a Dondenosabidusientan’; mientras que entre los más reconfortantes están esa ‘Casa, ahora vivo aquí’ convertida en una celebración de la amistad (uno de los pilares para Ferreiro durante su pequeño bache personal), de la misma manera que ‘La otra mitad’ suena bastante pop y optimista o ‘Todas esas cosas buenas’ se decanta finalmente por la parte positiva de todos los elementos que enumera la letra.

La cotidianidad de esta última canción hace las delicias de sus seguidores, lo mismo que la incursión sexual de ‘Dioses de la distorsión’ -en la que no ha temido que la palabra «bragas» reste solemnidad a la canción- o el notable single principal ‘El pensamiento circular’, un gran tema que se va viniendo arriba poco a poco entre punteos post-punk y teclados, mientras Ferreiro va variando sabiamente uno de los ganchos fuera del estribillo: «hay noches que todo es una porquería», «hay noches que escucho muchas tonterías», «hay noches que como muchas chucherías».

Aunque es una pena que ‘Dioses de la distorsión’ no haya llevado más allá el loop electrónico con que arranca como sí se habría atrevido Jorge Drexler, y aunque el funk de ‘Los restos del amor’ y el rock de ‘Dies Irae’ (la conociste con Bunbury y Santi Balmes) tampoco representan los mejores momentos del álbum, la producción de Ricky Falkner es tan correcta como cabría esperar. Lo mejor de ‘Casa’ son sus pistas más calmadas, muy bien desarrolladas (final de ‘Tupolev’) y tan bien arregladas (‘Río Alquitrán’, entre otras) como los últimos discos de La Buena Vida, mostrando a Iván Ferreiro lo suficientemente cómodo con su madurez como para presumir de canas y arrugas. De experiencia. Un buen disco, pues, aunque confunda «madurez» con «álbum larguísimo», a cuyo exitazo -ha sido número 1 en España- ha contribuido la edición especial, «una pequeña caja de mudanzas, personalizada y manuscrita por Iván, limitada y numerada donde todas las cajas son diferentes», que incluye pistas extra, además de «un relato de Rai Doriva».

‘Casa’ se presenta este jueves 22 de diciembre en el Palacio de Deportes de Madrid. Entradas para esta y otras ciudades de la gira de Iván Ferreiro en Ticketea.

Calificación: 6,9/10
Lo mejor: ‘El pensamiento circular’, ‘Casa, ahora vivo aquí’, ‘Farsante’, ‘El viaje a Dondenosabidusientan’
Te gustará si te gusta: Coque Malla, Los Rodríguez, el Jorge Drexler menos experimental, el Javier Álvarez más experimental
Escúchalo: Spotify

Rostam critica la falta de protagonismo de la raza negra y la ausencia de personajes LGTB en ‘La La Land’

27

rostam-‘La La Land’ o ‘La ciudad de las estrellas’ es una de las películas favoritas para la próxima edición de los Globos de Oro (compite en comedia o musical). Está protagonizada por Ryan Gosling y Emma Stone y cuenta la historia de Mia, «una aspirante a actriz que se gana la vida como camarera mientras se presenta a montones de pruebas de casting, y Sebastian, un pianista que vive de las actuaciones de segunda que le salen, aunque su sueño es regentar su propio club donde rendir tributo al jazz más puro». Aparece en ella John Legend haciendo de un viejo compañero de clase de Ryan Gosling que es pianista de jazz, pero más cercano al pop.

Como indica Pitchfork, Rostam, ex miembro de Vampire Weekend y ahora productor por su cuenta tanto del excelente último disco de Hamilton Leithauser como por ejemplo de la banda sonora de ‘The OA’, ha acudido a Twitter para criticar duramente que en esta tierra «la la» no haya casi espacio para los negros ni tampoco para la comunidad LGTB.

«La gente de color del guión no es importante para la historia. John Legend ha hecho una gran actuación pero su personaje, ¿qué es, un vendido? Los negros inventaron el jazz, ¿pero ahora necesitamos a un hombre blanco para que venga a salvarlo? Lo siento, pero esta historia para mí no funciona en pleno 2016». También ha criticado la ausencia de personajes queer, añadiendo el hashtag #NotMyLosAngeles. La cinta se estrena en España el 13 de enero.

Discos y canciones del año para los lectores de JNSP: ¡vota!

6

jnsp-norm2xYa hemos publicado nuestras listas de mejores discos de 2016 y mejores canciones de 2016, pero nuestros lectores llevan días escogiendo los suyos a través de nuestros foros en el hilo «Best of 2016«, en verdad abierto desde junio.

Podéis acudir a esta página para dejar vuestro top 5 de discos y de canciones del año (registro con Twitter, Facebook, Google) o, si lo preferís, enviar un mail con vuestras votaciones a jenesaispop@gmail.com. Dejaremos de contabilizar votos el viernes 23 de diciembre a las 23.59.

Polock fichan por Sony y anuncian disco

1

polockLos valencianos Polock, para algunos conocidos como «los Phoenix españoles», anuncian nuevo disco. Ya no será bajo el sello Mushroom Pillow, sino a través de Sony, que confirma su fichaje de cara a 2017. Correrá la primavera cuando este nuevo lanzamiento vea la luz.

Dice la nota de prensa que esta nueva producción ha sido llevada a cabo en Valencia con Fernando Boix, quien ya se encargó de grabar su anterior álbum ‘Rising Up’, y ha sido masterizada por Brian Lucey (Arctic Monkeys). En cuanto al resto de la nota de prensa, nada se avanza sobre sus próximos pasos, limitándose a recordar su discografía -su primer EP, ‘Getting Down From The Trees‘ y ‘Rising Up‘-, sus giras internacionales o los festivales en que han tocado. Entre las anécdotas que citan, el día que «en Tokio agotaron todo su merchandising y discos antes incluso de salir al escenario, en París actuaron en un abarrotado Olympia y en el Rock en Seine compartieron escenario con artistas de la talla de Arctic Monkeys» . También hablan del día que cerraron «los informativos de TVE1 dos veces consecutivas».

Os dejamos con el que, en contra de lo que pareció en un primer momento, se convirtió en el gran grower de su carrera: ‘Everlasting’ tiene 1,3 millones de reproducciones en Spotify.

Triunfa la canción de Steve Aoki con un One Direction

3

steveaoki-onedirectionEn Navidad cambian las tornas y es posible que haya más novedades en la lista de singles española que en la de álbumes. Incluso una de ellas, la última, hasta es interesante. Las repasamos.

1(1) Shakira, Maluma / Chantaje
6(10) Clean Bandit ft Sean Paul & Anne-Marie / Rockabye

Shakira y Maluma mantienen sin problema el número 1 con ‘Chantaje’, mientras el único movimiento significativo del top 10 vuelve a ser la subida de Clean Bandit, dispuestos a superar el gran éxito de ‘Rather Be’ con esta canción que sigue pegada al número 1 en Reino Unido y además sube del puesto 100 al 90 en Estados Unidos.

66(E) Alan Walker / Alone

El DJ y productor que arrasara en casi todo el mundo con ‘Faded’ vuelve ahora a intentarlo con ‘Alone’, un tema que ha sido número 1 en su Noruega natal y que también ha conquistado las listas suecas y, en menor medida, las alemanas.

Es la entrada más fuerte en España, donde ‘Faded’ sigue en el puesto 68 después de 49 semanas y certificada como triple platino.

69(E) Steve Aoki, Louis Tomlinson / Just Hold On

Presentada en el season finale del ‘X Factor’ este mismo mes, la nueva canción de Steve Aoki con el ex One Direction Louis Tomlinson ha entrado directamente al puesto 2 de las listas británicas, solo contenida por Clean Bandit. Ya es la canción que más alto ha llegado en las listas de Reino Unido de Steve Aoki y además ha logrado entrar al puesto 52 en Estados Unidos. ¿Macrohit o flor de un día?

70(E) Jonas Blue, Raye / By Your Side

Se cuela también en listas españolas el tercer single de Jonas Blue, que convirtiera en hit mundial la adaptación de ‘Fast Car’ de Tracy Chapman. Los otros dos han sido número 2 en Reino Unido y este de momento ha quedado en el puesto 15.

96(E) Neiked, Dyo / Sexual

El productor sueco Neiked se cuela en listas de nuestro país tras haber sido número 5 en Reino Unido con su tercer single ‘Sexual’. Los dos anteriores no tuvieron un impacto tal en las listas de éxito.

98(E) Rag’N’Bone Man / Human

Rory Graham es uno de los nominados al BBC Sound of 2017. Se trata de un artista de 31 años británico que, tras la edición de varios EP’s, tiene programado su debut para el 10 de febrero de 2017. La canción titular de ese debut, ‘Human’, entra esta semana en la lista española después de haber sido número 1 en Suiza, Alemania, Austria y número 5 en Reino Unido. El artista ha ganado el premio Critics Choice de los Brits.

Ariana Grande y Stevie Wonder intentan salvar ‘Faith’ del fracaso total

5

ariana-stevieEl pasado 4 de noviembre Stevie Wonder estrenaba el que podría haber sido su gran regreso a las listas de éxitos, ‘Faith’. Una canción que contaba con la voz de Ariana Grande y en cuya composición ha trabajado con hacedores de hits como Ryan Tedder, Benny Blanco y Francis and the Lights. Sin embargo, la composición ni ha aparecido por el Billboard Hot 100 ni por las listas británicas ni por ninguna otra tabla internacional relevante con la excepción de la japonesa, donde ha sido número 75. La última entrada de Stevie Wonder en el Billboard Hot 100 fue hace más de 10 años, ‘So What the Fuss’ en 2005 junto a Prince y En Vogue (puesto 96). Antes de ella, ‘For Your Love’ fue puesto 53 en 1995.

Parece que, pese a que Ariana Grande está totalmente en racha tras los éxitos de ‘Dangerous Woman’, después ‘Into You’ y ahora ‘Side to Side’, ‘Faith’ no ha gustado. Para intentar salvar del desastre la canción, que además ha sido nominada al Globo de Oro a mejor composición original (es el primer single de la película ‘Sing’), ambos estrenan un simpático vídeo que termina viéndolos reunidos al piano para interpretarla. No es, además, la única vez que coinciden, pues ‘Faith’ ha sido también interpretada en directo en La Voz estos días pasados. Con ambos vídeos os dejamos.

LP, Neil Young y Alaska, en la lista de ventas

0

lp-lost-on-youLa lista que Promusicae publica hoy responde a las ventas de álbumes entre el 9 y el 15 de diciembre: pocas novedades ya y grandes pistas de los que serán los discos más vendidos de esta Navidad y por tanto de todo el año.

1(1) David Bisbal / Hijos del mar
2(2) Sweet California / 3
3(3) Melendi / Quítate las gafas
4(5) Manuel Carrasco / Bailar el viento
5(6) Vanesa Martín / Munay

David Bisbal mantiene el número 1 por segunda semana consecutiva, certificado como platino, y amenazando con conservar ese puesto toda la Navidad. El single ‘Antes que no’ sigue muy bien posicionado en el top 20 de la lista oficial de sencillos, por lo que Sweet California, Melendi, Manuel Carrasco y Vanesa Martín no deberían representar una especial amenaza, pero seguiremos informando.

16(26) Gemeliers / Gracias

La subida más fuerte en número de copias es la de ‘Gracias’ de Gemeliers, si bien también llaman la atención las de ’25’ de Adele (del 62 al 48), Gatibu del 83 al 47 con ‘Aske Maitte, Aske Bizi’ y la de Go!azen con ‘Ongi Etorri Basakabira’ del 95 al 50.

61(E) LP / Lost On You

La cantante conocida por haber escrito para Cher Lloyd, Rihanna o Christina Aguilera llega a su cuarto álbum y, pese a su origen estadounidense, continúa sin triunfar en su propio país. Son Bélgica, Francia e Italia los países en los que ha conseguido llegar al top 10 con este largo. España es otro de los pocos lugares en que entra en listas, gracias a la buena acogida del corte titular, que sube al puesto 60 de la lista de singles, su máximo de momento.

82(E) Neil Young / Peace Trail

El 37º álbum de Neil Young, editado en tan competitiva semana, está pasando lógicamente desapercibido en las listas, habiendo sido simplemente puesto 57 en Reino Unido y puesto 76 en Estados Unidos. El álbum, además, está siendo recibido con casi absoluta frialdad por la crítica.

En Estados Unidos este es su peor resultado desde su debut en 1969 si no contamos la segunda parte de ‘Living With War’, ‘Living with War: «In the Beginning’.

94(E) Alaska / El huracán mejicano

Se ha reeditado el disco de rarezas de Alaska ‘El huracán mejicano’, que estaba descatalogado. El álbum incluye «un extenso libreto con abundante información, textos de la propia artista, fotos y portadas que reflejan toda la iconografía de Alaska». El disco original no llegó al top 50 en ventas (en 1998 no había top 100).

Por otro lado, ‘Canciones para robots románticos‘, el último de Fangoria, ha desaparecido de la lista después de 37 semanas. ‘Cuatricromía’ resistió 67 semanas sin tanto apoyo de la radio, pero sí con el televisivo de ‘Alaska y Mario’.

¿12 millones de personas no reconocen la voz de Sia?

26

SIA2016Hoy se ha hecho pública la lista de las canciones más shazameadas de 2016. Es decir, las canciones con las que más gente ha usado Shazam, la famosa aplicación que reconoce intérprete y título de las canciones cuando están sonando, en este año. La aplicación, en su balance de datos anual, afirma que se ha descargado 1000 millones de veces y que se ha empleado unos 20 millones de veces cada día.

En el top 10 encontramos canciones de artistas que se han dado a conocer masivamente este año, como Lukas Graham, DNCE, Mike Posner, Kungs o Alan Walker. También tenemos temas que, de tan impersonales podrían ser de cualquiera, como The Chainsmokers o Imany. Incluso puede entenderse que alguien no sea capaz de reconocer a Justin Bieber en el registro acústico de ‘Love Yourself’.

Lo que cuesta más encajar es que el número 1 de ese top sea para Sia y su canción ‘Cheap Thrills’, una de las canciones favoritas de la redacción de JENESAISPOP en 2016. ¿Cómo es posible que 12 millones de personas no sepan reconocer una voz tan carismática y, sí, inconfundible como la de Sia? ¿O simplemente es para saber cómo se llama la canción? ¿Tanto cuesta googlear para saber cuáles son los últimos singles de una artista?

Bromas aparte, la conclusión contundente de este listado es, dada su repercusión en listas de éxitos de todo el mundo y siendo uno de los vídeos musicales (¡un lyric-video!) más vistos del año, que este es el mayor hit de la cantante australiana, ya por delante de ‘Chandelier’ y ‘Elastic Heart’. Por increíble que parezca, la cúspide comercial de Sia parece no haber llegado todavía. Tristemente, ese éxito se corresponde con un momento personal bajo, puesto que hace unos días ella y su marido Erik Lang comunicaban su divorcio.

Top Shazam 2016

1. Sia – ‘Cheap Thrills’
2. Kungs vs Cookin’ On 3 Burners – ‘This Girl’
3. Alan Walker – ‘Faded’
4. Mike Posner – ‘I Took A Pill In Ibiza (Seeb Remix)’
5. Twenty One Pilots – ‘Stressed Out’
6. Lukas Graham – ‘7 Years’
7. The Chainsmokers Feat. Daya – ‘Don’t Let Me Down’
8. Imany – ‘Don’t Be So Shy (Filatov & Karas Remix)’
9. DNCE – ‘Cake By The Ocean’
10. Justin Bieber – ‘Love Yourself’

Bon Iver, Justice y Aphex Twin encabezan NOS Primavera Sound Oporto 2017

2

nos-primavera-sound-porto-2017Primavera Sound acaba de anunciar el cartel completo de la próxima edición de su franquicia portuguesa, el NOS Primavera Sound Porto 2017. Lo encabezan Bon Iver, que presentará el gran ’22, A Million’ uno de los mejores discos del año 2016 para nuestra redacción, y Aphex Twin, en su esperado regreso a los escenarios. Ambos ya figuraban en el cartel de la próxima edición barcelonesa de Primavera Sound, por lo que no sorprenden demasiado. Lo que sí es inesperado es la inclusión en la terna principal de Justice, que acaban de publicar ‘Woman‘. Los franceses han sido confirmados como cabezas de cartel de un festival barcelonés, pero ha sido en el Sónar.

Junto a estos tres nombres, encontramos otro buen puñado de bandas interesantes como Nicolas Jaar, que tampoco que estará en la edición Barcelona, Run The Jewels, que para entonces ya habrán editado su nuevo disco ‘RTJ 3’, además de Miguel, Skepta, Angel Olsen, Richie Hawtin, Metronomy, Flying Lotus, Teenage Fanclub, The Make-Up, Grandaddy, Swans, Hamilton Leithauser, Japandroids, Whitney, Royal Trux, entre otros muchos (podéis ver el listado completo más abajo).

NOS Primavera Sound Porto 2017 se celebrará entre los días 8 y 10 de junio del próximo año, en el Parque da Cidade de Oporto. Los abonos, a un precio promocional de 100€ más gastos, y entradas de día (50€), ya pueden ser adquiridos en puntos de venta como Ticketea.

Against Me! (US)
Angel Olsen (US)
Aphex Twin (UK)
Bicep (UK)
The Black Angels (US)
Bon Iver (US)
Cigarettes After Sex (US)
Cymbals Eat Guitars (US)
Death Grips (US)
Elza Soares (BR)
Evols (PT)
First Breath After Coma (PT)
Flying Lotus (US)
Grandaddy
The Growlers (US)
Hamilton Leithauser (US)
Japandroids (CA)
Jeremy Jay (US)
Julien Baker (US)
Justice (FR)
King Gizzard & The Lizard Wizard (AU)
Lady Wray (US)
The Make-Up (US)
Mano Le Tough (GE)
Metronomy (UK)
Miguel (US)
Mitski (US)
Nicolas Jaar (US)
Nikki Lane (US)
Núria Graham (ES)
Operators (CA)
Pond (AU)
Richie Hawtin (UK)
Rodrigo Leão & Scott Matthew (PT/AU)
Royal Trux (US)
Run The Jewels (US)
Sampha (UK)
Samuel Úria (PT)
Shellac (US)
Skepta (UK)
Sleaford Mods (UK)
Swans (US)
Teenage Fanclub (UK)
Tycho (US)
Wand (US)
Weyes Blood (US)
Whitney (US

El Ayuntamiento de Barcelona subvenciona la mejora acústica y técnica de locales de música en vivo

0

heliogabalSegún informan medios como La Vanguardia, el Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB), entidad que pertenece al Ayuntamiento de la capital catalana ha emitido un comunicado explicando que el consistorio ha otorgado 414.589 euros en subvenciones para invertir en establecimientos de música en vivo de la ciudad. Estas partidas, de un máximo de 50.000 euros por local, tienen por objetivo realizar estudios de impacto acústico, instalar limitadores de niveles sonoros, llevar a cabo obras de rehabilitación, seguridad, insonorización y accesibilidad, además de dotar a los espacios de equipamiento técnico.

Con esta iniciativa el Ajuntament pretende solucionar la situación de bares y cafeterías que no tenían permiso para realizar música en vivo antes del cambio de normativa en mayo, además de mejorar las condiciones de otros establecimientos que sí disponen licencia. El comunicado también explica que han habido 19 solicitudes de las cuales se han aprobado 18, entre las que están las de algunos locales muy frecuentes para los artistas de esta web, como Almo2bar, Sidecar, La [2] de Apolo, Associació Cultural Freedonia, Sala Razzmatazz, Sala Jamboree o Heliogàbal.

Precisamente el emblemático Heliogàbal del Barrio de Gracia fue noticia hace unos meses cuando, tras ser denunciado repetidamente por un vecino y recibir una fuerte multa, se vio obligado a cesar su actividad musical, cancelando todos los conciertos previstos. Un cese que provocó bastante controversia y derivó en un cambio de la legislación, que desde marzo permite realizar conciertos en cualquier local de la ciudad. Ojalá esas mejoras permitan que se celebren más y mejores conciertos y, sobre todo, que el ejemplo en el respaldo a la música y la cultura cunda en otras capitales del estado.

Jake Bugg, Dellafuente, Neuman y La Habitación Roja, en Arenal Sound 2017

0

jake-buggAunque comenzó tímidamente confirmando “únicamente” a la mayor estrella de la EDM en este momento, Martin Garrix, en semanas posteriores Arenal Sound sumó a su cartel un buen puñado de nombres, primero en una tanda que incluía a Lori Meyers, Icona Pop, C. Tangana y Bearoid, y luego otra con León Benavente, Iván Ferreiro, Las Bistecs y Kase.O, entre otros muchos.

Hoy lanzan una nueva batería de confirmaciones al frente de la cual se sitúa Jake Bugg, el joven británico que en un principio se ganara el respeto y la admiración de muchos, incluido Noel Gallagher, y que con su último disco, el flojo ‘On My One’, decepcionara a otros tantos, incluido Noel Gallagher.

Junto a él, bandas de pop rock estatal como La Habitación Roja, Neuman o Sidecars, artistas de rap clasicote, como Sharif, o los quejíos y autotune de Dellafuente. También se suman DJs tan variopintos como Wally López u Ojete Calor.

Arenal Sound 2017 tendrá lugar del 1 al 6 de agosto en la localidad de Burriana (Castellón). Puedes comprar los abonos para Arenal Sound desde 35 euros en Ticketea, 70 euros en su versión VIP. Se especifica que para acceder a las zonas de acampada deberás comprar ticket por separado próximamente.

El Petit de Cal Eril / La força

0

el-petit-de-cal-eril-la-forcaAy, el Petit se nos ha hecho mayor. Perdón por la broma. Es fácil y poco original, lo asumo, pero es lo que me viene a la mente cuando escucho ‘La força’, el último disco del cantautor de Guissona. Joan Pons parece haber abandonado su carácter de duendecillo burlón para adquirir el del mago abstraído y reflexivo. Su evolución no ha sido tanto de sonido como de actitud. Su voz sigue siendo infantil y candorosa, pero esta vez suena más reconcentrada. Su efervescencia habitual, ese tono jocoso que suele gastar, un poco como de Festa Major, se ha difuminado para convertirse en un registro más introspectivo. ‘La força’ es un álbum en que prefiere susurrar con voz queda que ufanarse. Lo que antes eran cuentos y bromas amables, ahora son reflexiones y sensaciones. ‘La força’ suena como si Joan se hubiera dejado caer en el bosque una mañana húmeda de otoño y se hubiera dedicado a la contemplación en vez de a la aventura. De hecho, el disco suena como un misterio en el que parece difícil localizar todas las claves; un misterio que es mejor escuchar que intentar descifrar.

Todo esto plasmado en una obra que pasa como un suspiro. Menos de media hora, once canciones cuyo título se lleva al hueso (artículo y sustantivo), de melodías muy clásicas, más bien susurradas, con letras que, por momentos, cuesta aprehender. Para vestirlas y dotarlas de la atmósfera onírica adecuada, Pons oscila ora entre el folk británico pastoral de los sesenta, ora entre la americana, salpicado con toques de psicodelia laietana. En el lado más bucólico, la hermosa ‘El cap’, la letanía que lo abre, cuyos arrebatos y ese tambor lejano que marca su ritmo lluvioso parece rescatado de alguna mañana brumosa en la campiña. ‘El plor’ es americana lánguida de enorme estribillo, con un arranque tan clásico que parece existir de siempre. O cómo juega a Jeff Buckley en la final ‘L’adéu ‘. En el otro lado, la zumbona ‘El cau’; ‘Els altres’, que suena como si Wilco se hubieran dejado caer por la Segarra; ‘El verí’, una melodía jubilosa que suena a villancico. O ‘La trampa’, más en la onda de unos Ia i Batiste, la menos anglosajona del conjunto. Y, en el punto intermedio, una delicia como ‘El cor’, donde la pulsión sensual se mezcla con el aire de nana.
‘La força’ se siente como si El Petit de Cal Eril se hubiera decidido montar su particular obra de madurez. Se ha sentado en un recodo del camino para pensar en sus cosas y de estos pensamientos ha conseguido un sabio equilibrio entre su antiguo yo y un futuro que se vislumbra aún más prometedor.

EL Petit de Cal Eril presenta ‘La força’ mañana, día 22 de diciembre, en Caprichos de Apolo, en la sala Apolo de Barcelona.

Nota: 7/10
Destacadas: ‘El cap’, ‘El plor’, ‘El cor’, ‘El verí’
Te gustará si te gusta: Ferran Palau, Cat Stevens, el folk ensimismado
Escúchalo: Spotify
Cómpralo: Bankrobber

Richard Marx ayuda a reducir a un pasajero violento

2

richardmarxRichard Marx, para siempre recordado por el baladón ‘Right Here Waiting’, ha decidido que «esperar» no era una opción durante el vuelo de un avión coreano en el que viajaba junto a su esposa Daisy Fuentes. El aparato volaba de Vietnam a Corea del Sur cuando un pasajero enloqueció y atacó a la tripulación.

La mujer de Richard Marx ha subido a las redes sociales instantáneas en las que se aprecia cómo algunas de las azafatas aparecen atacadas y cómo entre su marido y el resto del personal lograron reducir al hombre con ayuda de una cuerda. El hombre no paró de escupir a los auxiliares de vuelo, como se aprecia en un vídeo de TMZ. Una azafata contaba con una pistola eléctrica, pero no tenía ni idea de cómo usarla, siempre según Daisy Fuentes. Así, tuvieron que apañarse entre codazos para tener al pasajero reducido «durante 4 horas». Dos pasajeros y un miembro de la tripulación fueron heridos. La policía de Seúl detuvo al sujeto, mientras Marx y Fuentes podían coger su siguiente vuelo. A su llegada a casa, él tuiteaba: «Daisy y yo estamos en casa sanos y salvos. No he hecho de gran «héroe». Sólo hice lo que cualquiera hubiera hecho en la misma situación. Gracias por la preocupación».

El último disco de Richard Marx, ‘Beautiful Goodbye’, data de 2014, si bien este año ha sacado otro recopilatorio más llamado ‘Ultimate Collection’.

St. Vincent se mofa de las portadas sexistas de las revistas de guitarras desde una de ellas

5

st-vincent-guitarworldcoverSt. Vincent se ha tomado un tiempo para crear su quinto álbum largo, el primero después de la hazaña de ganar un Grammy al mejor disco alternativo de 2014 con ‘St. Vincent’. Sin embargo, ya está listo y verá la luz en la próxima primavera. Eso es exactamente lo que ella misma explica en una entrevista ofrecida a la revista Guitar World, en cuya portada aparece.

Annie Clark cuenta en sus páginas más cosas sobre cómo será ese disco, aunque por el momento no revela detalles sobre él. Clark afirma que este será su disco “más valiente y más profundo” hasta la fecha, lo cual es bastante decir si recordamos discos como ‘Actor’ o ‘Marry Me’. Stereogum destaca de esas páginas, en las que por supuesto habla sobre cuestiones técnicas del instrumento protagonista, una interesante reflexión sobre arte, política y música:

“He podido dar un paso atrás y reflexionar, en lugar de simplemente seguir el ciclo de ir de gira, grabar, ir de gira en el que he estado inmersa durante 10 años. Creo que será el trabajo más profundo, más valiente que haya hecho nunca. Siento que el campo de juego está muy abierto para la gente creativa, para hacer cualquier cosa que quieras, y que el riesgo será recompensado, especialmente ahora que estamos ante grandes retos desde un punto de vista político y geopolítico. Lo personal es político y por tanto lo político no puede evitar influenciar el arte. Y sólo la música que tiene algo verdaderamente real que decir estará a la altura de las circunstancias”.

Clark aparece además la portada de la revista, en lo que en la entrevista revela como una “crítica absurdista” sobre el hecho de que las mujeres apenas ocupen la portada de una revista como Guitar World. A no ser que se trate de modelos en biquini “sujetando la guitarra como si fuera la primera vez que lo hacen”. Como podéis ver, St. Vincent aparece con una de esas camisetas playeras con un dibujo de una figura femenina en bikini. Un buen zasca para la revista que, todo hay que decirlo, parece haber aceptado de buen grado.

Azealia Banks pide ayuda en Facebook tras sufrir un aborto

7

azealia-banks-2016No deja de ser triste que cada vez que hablemos de Azealia Banks no sea para hacerlo sobre su música, próximos lanzamientos, actuaciones… sino sobre ella misma. Sin embargo, esta vez es aún más triste el objeto de esta noticia. Según reporta NME, en un post de Facebook que ya ha borrado, Banks explicaba que acaba de sufrir un aborto espontáneo y que lo compartía porque necesitaba apoyo y algo de asesoramiento de alguien que lo hubiera padecido.

“A quien sea, acabo de tener un aborto y estoy bastante desconcertada por todo y realmente confusa y en shock y [me siento] culpable y un poco deprimida y como un error y muy avergonzada. (…) ¿Alguien que haya tenido esta misma experiencia le importaría compartir unas palabras de sabiduría o cualquier cosa que tenga que ver con este asunto? (…) El desprecio por mí misma está siendo un verdadero conflicto para mí en estos momentos, así que compartid algo conmigoo aquí. Será de enorme valor. Gracias”

También pedía a la gente que fuera respetuosa y afirmaba estar más calmada, después de no haber podido dormir por ese asunto durante un tiempo. Más tarde eliminó ese estado de Facebook y lo sustituyó por otro en el que pedía a “los tabloides” que no fueran dañinos con este “titular” de Azealia Banks, porque “ha tenido un 2016 muy duro” y necesita “un descanso de crucifixiones públicas”.

De sus palabras también se deduce que hubo usuarios de la red social que debieron mofarse de su drama y añadía que se trataba de un tema de salud femenina y que por eso pedía la ayuda de mujeres. Respondiendo a una usuaria que le decía que no compartiera algo así si no quería que se metieran con ella, Banks aclaraba que su psiquiatra es un hombre, por lo que sentía que no entendía bien su problema, y que nadie de su familia había padecido algo así, y que por eso pidió ayuda en la red social.

Horas antes, en cambio, el titular sobre Banks era bien distinto. Entonces dedicaba un largo (y feo) discurso dirigido a Nicki Minaj, también borrado pero recuperado por una tuitera. Para contar que ha trabajado en un tema con el productor Safari Samuels, autor del hit de Minaj ‘Starships’, escribió un texto diciéndole que bajara de peso, que adelgazara su culo porque hacía parecer baratos vestidos muy caros, y otra serie de lindezas de bastante mal gusto, marca de la casa Banks. Así reaviva un enfrentamiento entre ambas que viene de antiguo.

Blonde Redhead presentarán su próximo EP en Madrid y Barcelona

1

blonderedheadBlonde Redhead, uno de los grupos favoritos en el mundo independiente gracias a la edición de discos como ‘Misery Is a Butterfly’ o ‘23‘ durante la pasada década, están de vuelta con un nuevo EP llamado ‘3 O’Clock’ que editarán en febrero y presentarán en directo el año que viene junto a algunas de las mejores canciones de su trayectoria discográfica. Será lo primero que editen después de su disco de 2014 ‘Barragán‘. La nota de prensa recuerda que «todavía están aquí, y después de 21 años, es obvio que Blonde Redhead nunca han hecho discos por la fama, ni por el dinero, ni para complacerse con cualquiera de los impulsos mudos y efímeros que obstruyen la blogosfera con música muda y efímera. Están haciendo música, simplemente, porque quieren hacerlo». Sus conciertos serán el 25 de febrero en Razzmatazz 2, Barcelona, y el 26 de febrero en Joy Eslava, Madrid. Las entradas para los conciertos de Blonde Redhead están a la venta a 20 euros.

El famoso trío formado por los gemelos Amedeo y Simone Pace y Kazu Makino también ha sido noticia por editar este año la compilación ‘Masculin Féminin’, que reunía material de su primera época, en concreto de sus dos primeros discos, hasta hacer un total de 37 canciones.

Los mejores discos de 2016

89

discos2016

2016 será recordado por el gran número de pérdidas irreversibles para la música popular. Talentos únicos que han resultado fundamentales durante décadas, como Prince, Leonard Cohen y David Bowie -estos dos últimos además grabando obras sublimes durante sus últimos días de enfermedad- nos han ido dejando a medida que avanzaba el año. La buena noticia es que, al margen de esto, ha sido un gran curso -mucho mejor que 2014, por ejemplo-, en el que han brillado géneros tan diversos como el trap, el folk, el hip-hop clásico o el renovado, el R&B o incluso el rock -con los mejores exponentes nada menos que en nuestro país-. Os dejamos con lo que para nosotros fueron los mejores discos de 2016.

50
El Palacio de Linares


linaresEs difícil verbalizar lo especial que es ‘Ataque de amor’. Quizá por eso es tan especial, porque sus 10 canciones, concisas y construidas con una formación tan clásica como sus influencias, aparentan normalidad. Pero esto no es normal, ni convencional. En esta ocasión, evitan juguetear con el folklore hispano (como sí hicieran en el fantástico mini-LP ‘La espalda de un perro‘) y se centran en unas melodías pop de toda la vida. Por su parte, Gonzalo brilla por su certero, despiadado y romántico retrato de las glorias y miserias de un treintañero español medio en nuestros días. Con un punto de vista, más que costumbrista, hiperrealista, parece imposible salir indemne de este paseo por la cotidianidad, que puede resultar brutal o tierna. El Palacio de Linares lo tiene todo para convertirse en un grupo de culto.

49
Chairlift


chairliftAunque Chairlift reconoce que no hay polillas en Nueva York, el dúo describe ‘Moth’ también como su disco neoyorquino y una sola escucha del mismo basta para entender que si este disco es neoyorquino es por la música. Así, desde la mezcla de R&B, pop y free jazz que propone la breve ‘Look Up’, ‘Moth’ se revela como un repaso, a través de la modernidad y extravagancia que caracteriza al grupo, a la historia musical de la ciudad y, por extensión, a la música popular americana, aunando varios géneros allí nacidos como la música disco, el jazz, el hip-hop o la “new wave” en un conjunto, como reza una de sus pistas, tan “polimorfo” y extraño como perfectamente asequible para todo el mundo. Lo de manejar bien diversos géneros no es, en principio, nada que el grupo no haya hecho antes; sin embargo, el ángulo en ‘Moth’ es considerablemente más agresivo y experimental en cuanto a producción y arreglos se refiere, mientras las melodías vocales y variedad de texturas sonoras, continúan enganchando desde la sutileza.

48
Rusos Blancos


rusos-blancos-museo-romanticismoRusos Blancos demuestran en este álbum, más que nunca, su sentido total del pop. En la fotografía de una habitación, desordenada pero acogedora, encontramos desperdigadas fotos de Motown clásico, New Order, La Costa Brava, Sean Nicholas Savage, Jen Lekman o sus hermanastros de Templeton, confluyendo en canciones certeras, de las que es difícil salir indemne. Estamos ante el disco más redondo y compacto del grupo, que además sirve como retrato de diversas generaciones, pero especialmente de la treintañera y soltera.

47
Tove Lo


tove lo«Me importa una mierda», canta Tove Lo en ‘True Disaster’, una de las mejores canciones de su segundo disco, ‘Lady Wood’. «Sé que me va a hacer daño». La cantante sueca se arriesga con sus relaciones románticas y eso se traduce también en una obra pop arriesgada en su carácter conceptual –tanto musical como narrativo– que sitúa a una Tove Lo perdida en una discoteca… pero consigo misma e intentando buscar una salida a su confusión a través del sexo y el hedonismo. ‘Lady Wood’ es arriesgado precisamente porque no tantos discos pop enmarcan conceptualmente historias puramente sexuales pero Tove Lo se toma el sexo en serio y, por lo tanto, también su álbum. Además, musicalmente es uno de esos discos que apetece escuchar una y otra vez y sin el modo aleatorio puesto. De nuevo, muy pocos lanzamientos pop actuales consiguen eso.

46
Novedades Carminha


novedades carminhaInspirado por su periplo mexicano, Novedades Carminha editaba este año su disco más experimental. Y que no os asuste lo de experimental: no es que el grupo se haya puesto ahora a sacar melodías de vasos de cristal; sencillamente, sus influencias son ahora más variadas que nunca y, como consecuencia, también lo son sus canciones. Este concepto se nota en la variedad de estilos que abarca el disco, que además de incluir una versión del clásico de la cumbia peruana ‘Cariñito’ de Los Hijos del Sol, no le hace ascos ni al rockabilly ni al “easy listening”, en tanto que la mayoría de sus arreglos de guitarra eléctrica llevan la palabra “California” pegada en todas y cada una de sus cuerdas, como prueban la ligera ‘De vuelta de todo’ o ‘Chispas relax’, que parece un cruce de calipso, el funk de William Onyeabor y el sonido del condado de Orange.

45
M83


m83_junkAnthony Gonzalez ha echado la vista atrás y se ha inspirado en toda aquella música que de pequeño escuchaba en casa de sus padres. Recreándose en un ejercicio de nostalgia (al igual que paisanos suyos como Daft Punk hicieran con ‘Random Access Memories’ o los propios Justice en ‘Audio, Video, Disco’), Gonzalez ha querido desvincularse de cualquier atisbo de modernidad y se ha abrazado a sus guilty pleasures personales, a esa playlist que probablemente escucha en “sesión privada” en Spotify, para rememorar una época pretérita que forma parte de su ADN. A primeras podría tildarse de hortera que componga una imaginaria sintonía televisiva para un hipotético remake de ‘Vacaciones en el Mar’ en ‘Moon Crystal’ o que reivindique a George Michael en ‘Walkway Blues’. Pero, ¿quiénes somos nosotros en realidad para poner en tela de juicio sus gustos, sus recuerdos de infancia?

44
Kokoshca


kokoshcaLos navarros Kokoshca han acertado de pleno al evitar la mímesis del sonido indie de nuestros días y también el de los 90, para apostar en su lugar por un rock más crudo y ochentero que vincularíamos antes con Burning, Tequila o incluso Loquillo y Los Trogloditas. No era una boutade. Por eso colaboraban con su paisano El Drogas de Barricada, y ahora este escribe el texto promocional de su nuevo disco ‘Algo real’, ese que comenzaba muy acertadamente con un “suena polvoriento a desierto”. Predominan las guitarras de punk ramoniano, de rock urbano y canalla y también surferas y garajeras, a veces con un acabado demasiado lo-fi que les condena al nicho indie al que no deberían pertenecer. Porque sus retratos son universales y comprensibles por todos. Lo hemos comprobado en otros de sus discos y ahora volvemos a comprobarlo en ‘No queda nada’. Su estribillo levantaría a un muerto, el punteo del puente instrumental también, las palmas tienen la misma intención y cuando creías que nada podía ser mejor, llega la estupenda coda «estoy pensando en dejarlo / es que ya tengo muchos años». A este nivel, ni hablar. Bendita contradicción.

43
Las Bistecs


lasbistecs‘Oferta’ recopila las perlas que Las Bistecs han ido soltando de manera aislada a lo largo de estos años, entre ellas, ‘Caminante’, ‘Señoras bien’, ‘Universio’ o ‘HDA’, ya un clásico. Y las canciones nuevas descubren más buenos ganchos y mejores frases para enmarcar: ‘DJ Bicha’, ‘Eurofiestón’, ‘Galicia’ o ‘Problemas’ son de lo mejor de este trabajo de «electrodisgusting» que ha hecho de Las Bistecs una de las bandas más divertidas de este país. Ojalá no se marquen un Alma-X y tengan una carrera más larga, porque no todo en esta vida tiene que ser afectación y sufrir: el humor y la comedia también pueden dejar alguno de los mejores discos de 2016.

42
Laura Mvula


49655-the-dreaming-roomAl principio de ‘The Dreaming’, Laura Mvula plantea el concepto de su segundo disco de manera concisa. “Si todo lo que soy está mal / si he perdido todo lo que tengo”, canta en ‘Who I Am’, “¿cómo se supone que voy a seguir viviendo?” La conclusión es clara: “solo puedo ser yo misma”. Y solo siendo ella misma ha construido Mvula una obra musical fascinante de la que tardaremos años (sin exagerar) en descubrir absolutamente todos sus secretos. Puede que no se hiciera con el Mercury -sigue siendo demasiado parecida a Clementine en muchos aspectos- pero tampoco pasa nada, pues nos queda un gran disco.


91bnw1sDUTL._SL1500_‘The Hope Six Demolition Project’ está influido por tres viajes que ha realizado la cantante en este tiempo acompañada del fotógrafo Seamus Murphy: a Kosovo, en 2011, visitando distintos puntos del país, inspirando por ejemplo un tema sobre la limpieza étnica, ‘The Wheel’; a Afganistán, en 2012, donde evitaron los lugares a los que suelen ir los turistas, y se quedaron en casa de alguien que no sabía quién era PJ Harvey. Finalmente, en 2014 visitaron Washington DC, inspirando la polémica ‘The Community of Hope‘ que ya aborrecen los políticos locales de la capital estadounidense por su retrato de uno de sus barrios más decadentes. Estamos claramente ante un disco político de esta “corresponsal oficial de la canción bélica” que lleva un paso más allá algunas de las ideas mostradas en el álbum anterior. ‘The Hope Six Demolition Project’ no logra deshacerse de su halo “Let England Shake parte 2”, pero no habrá disco con mal sonido con estas personas detrás, y ‘The Hope Six Demolition Project’ vuelve a ofrecer una grabación apasionante que degustar atentos a los detalles, como las mejores realizadas por ellos mismos o Bowie a finales de los 70 y en nuestra década.

40
Pet Shop Boys


Pet_Shop_Boys_-_SuperStuart Price se ha revelado como el cómplice ideal para Pet Shop Boys una vez más, dando lustre y una forma homogénea a las canciones. Su producción es sencilla, mucho menos ampulosa que en ‘Electric’, elaborada con los elementos imprescindibles (cajas de ritmos, sintetizadores, teclados house…). Hay pocos adornos, apenas capas, no hay samples y muy pocas canciones contienen las orquestaciones marca de la casa. Con estos elementos consigue una agradecida atmósfera cercana al fabuloso ‘Disco 3’ o a las caras B de los noventa (¿o acaso ‘Inner Sanctum’ no evoca una barbaridad a ‘Euroboy’?). En ‘Super’ casi todo remite a algo… y, sin embargo, todo suena muy contemporáneo. ‘Super’ no hace concesiones al pasado. Esto son Pet Shop Boys, aquí y ahora, haciendo media docena de grandes canciones que deberían haber sido hits internacionales.

39


james-blake-colour-in-anything-stream-album-mp3-listenJames Blake tiene el suficiente caché ya para permitirse un disco como le dé la gana de largo. Si Drake y Kanye West lo hacen, ¿por qué no él? De alguna manera, hay que entender ‘The Colour In Anything’ como una velada larga con alguien importante para ti, en la que no puedes dejar de dar vueltas a las cosas que con esa persona te han salido mal. Una cita que no se hace larga porque no te quieres ni te puedes ir hasta que se aclare todo. Es significativo que ‘The Colour In Anything’ termine con un tema que parece de los innecesarios pero termina siendo de los más importantes del disco. En ‘Meet You In The Maze’ claramente convergen las inquietudes de James Blake en lo personal y en lo creativo. “Todas las canciones que llegaron antes de ti / estaban aguardando / la música no puede ser todo / por eso te veo clara como el aire / y no es una creación mía”, indica con cierta despreocupación, probablemente a sabiendas de que tras lo que ha sufrido este último año -hace 12 meses estaba dándose cabezazos contra una pared- las cosas al final han salido bien: novia nueva y tercer buen disco.

38
Skepta


Konnichiwa_by_Skepta_coverMucho se ha hecho esperar Skepta, una de las figuras más importantes del grime, para publicar su nuevo álbum, pero no ha decepcionado a nadie. ‘Konnichiwa’ es un álbum fiel a sus raíces pero actual, con muy pocas concesiones al mundo del pop y sobre todo muy bien equilibrado entre un comienzo de disco vertiginoso y una segunda mitad que esconde tres -casi cuatro- de sus singles principales. ‘That’s Not Me’ es un alegato anti-Gucci y anti-marcas, y una de las canciones en las que Skepta se postula como el puto amo. No hacía falta: es el único elemento pesado y sobrante de un disco que recuerda que no habrá género que pase o empiece a pasar de moda si es tan sólido como este.

37
beGun


51CaMgiQpmL._SS280Aunque su título significa «madre» en un dialecto de Ghana, las pistas del nuevo disco de beGun toman como punto de partida el nombre de diversas ciudades africanas que nos cuentan la ardua travesía del sur al norte del continente de una joven que, aun queriendo huir de la miseria, acaba llegando a Europa dándose de bruces con una realidad inesperada: la de las mafias de la prostitución. Está claro que Gunsal ha querido reinventarse de un modo más maduro e introspectivo firmando una colección de temas en la que las emociones, más que nunca, lo embriagan todo. Esas sonoridades africanas con las que ha barnizado el largo de principio a fin contrastan con un mayor uso de los sintetizadores analógicos. La música de beGUN se ha humanizado pero que no quepa duda de que, en ‘Amma’, hay baile más que asegurado.

36
Sean Nicholas Savage


Sean-Nicholas-Savage‘Magnificent Fist’ posee mucho de lo que se echaba en falta en los tres últimos discos de Sean Nicholas Savage. En las notas de ‘Flamingo’ recomendaban las canciones para acompañar “meditabundos paseos invernales” o para “una pausa para fumarse el cigarrillo en la ventana”, algo que cuadra con aquellas canciones, que añoraba desde entonces y que ahora -por fin- la estupenda ‘Over the Night’ cumple con creces. Además, la diferencia que se percibe en este álbum no está en que las canciones que parecen más flojas sean más o menos salvables (sin duda, un mérito) sino en que la mayoría son brillantes. Como, por ejemplo, la bonita ‘Let Me Out’, que recuerda mucho al tono soul de su ‘Mutual Feelings of Respect and Admiration’ (2010). Caso aparte es ‘Blow Me Away’, que combina el dulzor del Michael Jackson baladista, melismas autotuneados y un estribillo indescriptible realmente adictivo.

35
Blood Orange


bloodorangeEn un mundo en que la muerte de hombres negros en manos de la policía blanca en Estados Unidos es retransmitida, como la del ciudadano de Minesota Philando Castile, en directo por streaming en Facebook, solo nos queda la música para tratar de encontrarle algún tipo de sentido. El concepto de ‘Freetown Sound’ es que Hynes, que ha sufrido la brutalidad policial racista en sus propias carnes, siente un profundo desarraigo producido por el temor que su identidad suscita en muchos. Que ‘Freetown Sond’ sea un ejercicio retro absoluto, expresado en canciones de enorme calado emocional como ‘Augustine’, ‘Best to You’ o ‘Hadron Collider’ con Nelly Furtado, sirve para recordarnos que los ochenta que evoca siguen siendo particularmente relevantes hoy.

34
Cass McCombs


CassMcCombs_MangyLoveMcCombs ha abrazado definitivamente en este álbum –su primera entrega para el sello ANTI– el sonido de las radios americanas comerciales de los últimos 70 y primeros 80 pero sin abandonar su personalidad, y en su momento más feliz de inspiración: forma y fondo convergen en una primera mitad del disco realmente apabullante. Temas construidos a base de circunvoluciones de guitarra muy contemporáneas, no del todo alejadas de los arpegios de Mac DeMarco, que se repiten oblicuamente combinadas con excavaciones sonoras no tanto de sonido Americana como de soft rock, del pop sofisticado de Steely Dan, o incluso de la voz y melodías cálidas de Gerry Rafferty. Ya en la algo deslucida cara B, en ‘Cry’, McCombs canta “no more cliché songs”. Y desde luego en este ‘Mangy Love’ consigue ese complicado truco que artistas como Ariel Pink lograron anteriormente: resucitar sonidos clásicos, clichés que casi eran anatema en el pop independiente y reencuadrarlos en su propio universo, creando así algo auténticamente singular.

33
Agorazein


agorazein siempreEl nuevo disco de C. Tangana, Sticky M.A., Jerv.agz, Fabianni y I-Ace es un hijo de su tiempo. Su música y estilo lírico no es tremendamente original (suena a Partynextdoor o Lil Yachty) pero lo que logra Agorazein es algo fuera de lo común: absorber esos referentes, quizá poco accesibles para la gran mayoría de su público potencial, y adaptarlos a su idiosincrasia, a un lenguaje propio que sea capaz de conectar con aquel. En este sentido, ‘Siempre’ es uno de los discos que mejor representa lo que es la música popular en nuestros días. ‘Siempre’ es un disco que se eleva a un nivel musical y lírico superior, y que será capital para el género, tanto por su potencial comercial como por su halo de hito generacional.

32
Junior Boys


big black coatFantásticamente estructurado, ‘Big Black Coat’ fluye como un ente a lo largo de sus 49 minutos, trasladándonos a la época (los últimos años 70 y primeros 80) y el espacio (la noche en los bajos fondos del núcleo urbano de Toronto) que han inspirado estas canciones. Ese “gran abrigo negro” viene a simbolizar el cobijo para tipos que caminan solos en el invierno oscuro, personajes torturados emocionalmente, frustrados, que deambulan cabizbajos por clubs de mala muerte de ciudades industrializadas en decadencia. En contraposición a ese depresivo trasfondo, musicalmente el álbum está plagado de momentos hedonistas y de momentos eufóricos, que se aproximan al neo-R&B desde un punto de vista poco ortodoxo, al deep house minimal o al electropop trotón y romántico.

31
Angel Olsen


slowclubEsta nueva obra de Angel Olsen parece un homenaje a sí misma como artista y ser humano, que no duda en esbozar en él sus propios anhelos y, sobre todo, sus contradicciones. No es casual que la secuencia esté claramente estructurada para una cassette o un vinilo, en dos caras muy diferenciadas. La primera concentra su faceta más uptempo (la grunge ‘Shut Up Kiss Me’, la doo wop ‘Never Be Mine’), en la B encontramos a la Olsen más taciturna y melancólica (el dub y blues a lo Mazzy Star en ‘Heart Shaped Face’, ‘Sister’). Pese a haber sido producido por Justin Raisen (habitual de Charli XCX, Sky Ferreira o Santigold), sin embargo, el cambio que ofrece ‘My Woman’ es bastante sutil, sumando la solidez de su rodada banda de directo y la intervención de teclados. Donde mayor progresión se percibe es en la composición. Resulta obvio que la autora folkie de ‘Strange Cacti’ o ‘Half Way Home’ parece mucho más lejana que apenas 4 o 5 años. Y, sobre todo, hay una evolución notable en sus letras.

30


whitney-light upon the lakeSmith Westerns fueron una banda que, tras su desaparición con apenas tres álbumes, dejaron huella en el panorama del rock internacional de esta década. Pero, sobre todo, parece que podría ser el germen de una saga de interesantes músicos que podrían ir, por separado, incluso más lejos de lo que llegaron juntos. Entre ellos, el proyecto conjunto del guitarrista Mark Kakacek y el batería (que aquí suma a sus tareas la de vocalista) Julien Ehrlich, también miembro durante un tiempo de Unknown Mortal Orchestra. Incluso el instrumental ‘Red Moon’, un breve pero evocador tour de force entre trompeta y piano, se hace imprescindible en un álbum repleto del anhelo de unos días dorados (de relaciones truncadas de Mark y Julien) que no regresarán. Lo mejor es que, pese a que su melancolía puebla cada rincón, lo hace con una mirada limpia y animosa, agradecida por haber vivido instantes bonitos junto a alguien.

29
The Yearning


720x410_00003893Muchos no verán en ‘Evening Souvenirs’ más que un cúmulo de clichés sesenteros replicados. Sin embargo, son pocos los artistas de nuestros días preocupados por detenerse en ellos, por recordarlos y por conjugarlos con otros estilos y décadas y The Yearning saben llevarlos. En su nuevo disco, las canciones son más afrancesadas y maduras en arreglos y matices que antes y cada cara se abre con un instrumental que potencia el carácter cinético de la música. Los coros de góspel contenido de la parte central del álbum, aportados por hasta 24 coristas, aportan una solemnidad y seriedad que, a pesar de la temática amorosa, espantan el lado más naíf de The Yearning. La música deja de sonar estrictamente inofensiva para anunciar que se acerca el huracán.

28
Moderat


moderatiiiSi ‘II’ era más comedido que ‘I’, en ‘III’ se acentúa la introspección a la par que la voz de Sascha Ring amplía virtudes como novedad y por sorpresa. Su magnetismo vocal impera en ‘Eating Hooks’ y ‘Reminder’. ‘Ghostmother’ aporta la épica a la que nos tiene acostumbrados Moderat y la inmediatez que demandamos en otros temas. Por su parte, ‘Running’ y ‘Finder’ representan el baile comedido, que sin inventar nada en cuanto a composición, remata la jugada a base de golpes de ritmo. Pese a no llegar al trampolín definitivo para el público general, con los redobles de breaks de ‘Intruder’, la catarsis queda cerca. Si algo queda claro con esta tercera entrega del trío berlinés es que ya Moderat no se trata sólo de un proyecto paralelo.

27
Kate Tempest


kate-tempest-let-them-eat-chaosLa imagen de la realidad enfermiza de las sociedades occidentales que Tempest recrea en este disco resulta, por ultrarrealista y certera, aterradora. Noquea por mostrar la verdad cruda tanto como fascina por su precisión quirúrgica para construir personajes demasiado parecidos a nosotros. Y lo hace de una manera tan hermosa que casi hace olvidar lo terrible que resulta. Así y todo, la joven poetisa logra desempolvar un asidero, una vaga esperanza. ‘Let Them Eat Chaos’ no es fácil de digerir como obra musical porque no es sólo un disco. La importancia de las palabras de esta obra está incluso por encima de las canciones, algo a lo que no estamos habituados en el pop de nuestros días. En ellas reside su gran poder. El conjunto logra percutir poderosamente nuestras mentes desde varios ángulos, un golpeo absolutamente cohesionado en el que cada pausa, interludio o transición tiene un sentido fundamental para la paliza intelectual y emocional que recibe el oyente/lector. «It’s 04:18, again».

26
The Radio Dept.


radio deptEste año, The Radio Dept. han publicado su álbum más combativo. Preocupados por el auge de la extrema derecha en su país, su pretensión es sacudir caderas y conciencias, no sólo en Suecia, sino en un Occidente amenazado por los mismos males: el miedo, la insolidaridad y el fascismo. Si ya le dedicaron un single deseando su muerte, la gravedad de la situación actual les ha llevado a construir un disco completo para atacarlo. Y es el mejor de su carrera. ‘Running Out of Love’ es una obra pegadiza, inmediata y fantástica de canción protesta bailable, en la que The Radio Dept. han mutado sus postulados: suenan mucho menos lo-fi y dream pop, más sintéticos y orientados al dance, pero manteniendo su melancolía y evanescencia habituales. Partiendo de una música teóricamente hortera -pero de enorme calado emocional- han conjugado su hedonismo inherente con una furibunda crítica social para parir un disco hermoso y necesario; tan acogedor como volver a casa y, a la vez, toda una patada en la boca.

25
Papa Topo


papatopo‘Ópalo negro’ no es el disco de debut que muchos esperaban de Papa Topo cuando escucharon su primer single ‘Oso Panda’, pero extrañarse de cuánto ha cambiado el proyecto de Adrià Arbona en estos 7 años es estar mal informado. Ya el vídeo sangriento de ‘Oso Panda’ buscaba la distancia de su vertiente más ñoña, ‘La chica vampira‘ consolidaba su gusto por el cine de terror de serie B, la cara B de esta ‘Capuchas de lluvia’ mostraba su interés por la distorsión y también por la canción melódica española. Más que un gigantesco paso adelante (¿puede exigirse que lo sea un disco de debut?), ‘Ópalo negro’ es la consolidación de casi todos los palos que ha tocado Papa Topo en estos años, de su vena más infantil a la más adulta (pero qué poco pegaría aquí ‘Oso panda’). A veces las canciones de Papa Topo son más complejas de lo que parece, otras son preciosas y emocionantes, y entre el pop de cámara y la canción tradicional, ‘Ópalo negro’ sugiere que Adrià se quiere parecer más a Alejandro Martínez como compositor inquieto y versátil que a Berlanga o a Milkyway. Y bien, ¿verdad?

24
The Weeknd


weeknd-starboyPara la consecución de nuevos hits tras el pelotazo de ‘Can’t Feel My Face‘, Abel Tesfaye no se ha andado con chiquitas y ha llamado a los mismísimos Daft Punk para dos canciones magníficas como son ‘Starboy’ y ‘I Feel it Coming’. En el resto del disco, si bien The Weeknd no se decide estilísticamente por el trap (‘All I Know’ con Future), el R&B o el synth-pop, hay bastantes canciones que amar por encima de las etiquetas. Tenemos el delicado y exquisito R&B de ‘True Colors’; o el de ‘Attention’, sobre el que sobrevuela un efervescente efecto electrónico; o ‘Die for You’. Y mención especial requiere el aroma blues de ‘Sidewalks’ con la participación de Kendrick Lamar, además de canciones que entran a la primera como ‘Rockin’, ‘Love to Lay’ o la irresistible ‘Nothing Without You’, en que viejo y nuevo The Weeknd se encuentran.

23
Radiohead


radiohead-amoonUna de las mayores virtudes de ‘A Moon Shaped Pool’ es lo bien que han integrado cosas que no tenían nada que ver. El disco se abre con el single ‘Burn the Witch’, que como todos los singles del mundo, mejora dentro de la secuencia del álbum, ya aupado al privilegiado grupo de grandes canciones de Radiohead. Su letra es una metáfora de los refugiados de guerra, criticándose que sean los apestados de Europa. Podríamos estar ante un disco de nuevo político de Radiohead, y de hecho ‘The Numbers’ trata sobre el cambio climático. Pero el disco se cierra con una canción de amor, ‘True Love Waits’, que lleva 20 años en un cajón, saliendo de él únicamente para ser tocada de vez en cuando en vivo. Y ahora que Thom Yorke se ha divorciado tras 23 años, su significado se ve enriquecido. Pero si algo sorprende del disco de Radiohead es que este es su disco con mayor número de canciones-hoguera. El modo en que brilla una línea de piano y otra permanece en segundo plano en ‘Decks Dark’ o en el que irrumpen los arreglos en el penúltimo corte, así llamado por un tema tradicional británico, demuestran lo en forma que está el grupo y su inseparable Nigel Godrich.

22
Chance the Rapper


chance-coloring-book‘Coloring Book’ es una especie de proyección del legado de los dos primeros y capitales álbumes de West, ‘The College Dropout’ y ‘Late Registration’ (Kanye colabora en el disco). Siempre ajeno a la agresividad que inunda buena parte del rap contemporáneo, la nueva mixtape de Chance demuestra su carácter y su versatilidad para tocar estilos muy variados. Así, el rapero entrega un disco no especialmente innovador, en el que conviven con absoluta armonía sonidos clásicos y actuales. Un fresco luminoso y sin estridencias en el que caben gospel, soul, funk, hip hop, trap y hasta house que reconforta y pone de buen humor, algo que, pese al gran momento creativo que vive el género, no abunda tanto como nos gustaría. En sus letras, Bennett habla sobre preocupaciones muy personales, a veces prosaicas y otras más trascendentales, pero en cada caso logra encontrar un punto emotivo que capture al oyente. Un disco en el que Chance marca una nueva cota de su innegable talento, un talento que, frente a discursos combativos, ambiciosos, atormentados, violentos, misóginos o paranoicos, pone este “libro para colorear” al servicio de la sonrisa, lo constructivo, la autoconfianza, lo local y lo divertido.

21
León Benavente


leonbenaventeLas letras siguen sin ser el punto fuerte de León Benavente, pero esta vez está mucho mejor disimulado: la colección de hachazos es tal -casi todos los temas parecen preparados para que la gente lo dé todo en sus conciertos- que no merece la pena cuestionarlas. ‘2’ es como un homenaje voluntario o involuntario a todo el pop español independiente que ha triunfado durante estos últimos 20 años (desde El Columpio Asesino a Hidrogenesse pasando por nudozurdo o Triángulo) y ‘2’ es una de las mejores colecciones de hitazos del pop en castellano de los últimos tiempos. A destacar, una de las canciones del año, ‘La ribera’. Hay intenciones políticas en su letra, pero también un deseo de crear un estribillo que pueda llegar más lejos que los de Deluxe, La Habitación Roja o los primeros Vetusta Morla.

20
Hamilton Leithauser & Rostam


hamiltonEl disco colaborativo de Hamilton Leithauser de The Walkmen y Rostam Batmanglij (ex Vampire Weekend) es otro de los mejores discos de 2016, en tanto que nos devuelve a un pasado musical tan reconfortante como singular. Rostam, que es fan de The Walkmen de toda la vida, llevaba años ideando sonidos para la carismática voz de Hamilton en su cabeza y ha aprovechado la oportunidad de esta colaboración para hacer un trabajo peculiar, excitante y de musicalidad rica que hace lecturas un tanto estrambóticas de los estilos americanos de siempre, lo que resulta en un disco tan memorable como especial. Su hilo principal, el de la nostalgia, es expresado mayoritariamente en el álbum desde un ángulo espectral en canciones como ‘In a Black Out’, ‘1959’ o ‘When the Truth Is…’, mientras el single principal del disco, ‘A 1000 Times’, es sencillamente un gran hallazgo.

19
Andy Shauf


Andy-Shauf-The-PartyEl disco definitivo de Andy Shauf se inspira en una fiesta llena de personajes desolados que sufren desamor, no saben cómo comportarse o incluso mueren sin que nadie se dé cuenta. Como el guión de una (buena) película de Robert Altman o Ang Lee, Shauf nos introduce, con un lenguaje ligero y cuidado, en la profundidad de las vidas de estos personajes corrientes, como los que figuran en la preciosa portada del álbum, que podrían estar rodeándonos en nuestra propia fiesta, que podríamos ser nosotros mismos. Para ello dispone de esta maravillosa banda sonora, 10 canciones inmaculadas de pop atemporal, bellas, amargas, tensas, deliciosas, que nos acompañarán seguro durante muchos meses o años. Shauf es uno de esos artistas que o bien se convierten en estrellas o, al menos, se ganan el cariño eterno de los que le abren su puerta.

18
Juventud Juché


juventud-movimientosSi ‘Quemadero’ era una explosión de rabia, ‘Movimientos’ es la sensación de odio y malestar que perdura durante los días siguientes. Aquí las voces retumban, los bajos son profundos y redondos y la batería combina los ritmos tribales bien conocidos con otros que casi parecen percusiones electrónicas. Y se ha ganado con el cambio: el odio bailable es menos directo pero se va alimentando con el paso del tiempo. Los fans de Juventud Juché dejarán de lado el pogo en sus conciertos y lo sustituirán por un baile desenfrenado y sin coordinación definida con el mayor de los placeres.

17
Espanto


espanto‘Fruta y verdura’ huye de la civilización, de redes sociales y de toda tecnología para situarnos en plena naturaleza. A veces es a modo de reivindicación y evasión, a veces como lugar de peligro y muerte, pero la trama de estas once canciones se sitúa en bosques y selvas entre plantas y animales. Lo mejor es que el álbum no contiene monsergas, advertencias, incitaciones subyugantes ni se plantea como salvador del mundo. Espanto han sabido construir belleza a partir de la muerte, pero también se enfrentan a ella con su humor particular.


a-tribe-called-questUna obra maestra de hip-hop maduro. En la mayoría de géneros musicales de la música negra norteamericana la edad infunde respeto y hace ganar al músico carisma, pero las músicas urbanas, tan asociadas a la rabia y frustración propia de los jóvenes, nunca parecía que fuera a acomodar la presencia de músicos más allá de los cuarenta. El movimiento Native Tongues, con sus inquietudes culturales, letras más reflexivas, llamamiento a la unidad, bases jazzy y pop, ciertamente tenía más boletos para ello que el rolo nihilista-materialista del gangsta rap, pero hacía falta que empezaran a materializarse discos tan brillantes como el de De La Soul de este año, o este mismo ‘We Got It From Here…’. En ‘We Got It From Here…’ todo hace clic: supongo que cuando tienes cuarenta y tantos puedes finalmente hacer un disco que hable de política, pero a la vez que muestre tu lado más sensible y tus preocupaciones de adulto, como cuando Jarobi entrañablemente le canta a Phife (muerto por complicaciones de su diabetes) que intentó cuidarle cocinándole buena comida (“Cooking in the kitchen making sure my nigga eating well”). Si además -como en el caso de A Tribe Called Quest- la música se mantiene tan exuberante, la fórmula resulta que funciona.

15
El Último Vecino


el ultimo vecinoA pesar de lo reconocible de todos los recursos que utiliza El Último Vecino, su propuesta resulta tremendamente personal. No suena impostado, ni a parodia ni a homenaje. El estilo de El Último Vecino ha sido mejorado y envuelto en ‘Voces’ en una fórmula mucho más pop en la que las voces cobran mayor protagonismo. Puede que haya algo de nostalgia en su sonido pero también hay mucho de un tipo sensible, con unas referencias muy claras, capaz de rescatar unos sonidos que a pesar de transmitir cierta melancolía son capaces de alegrarte el día.

14
El Guincho


elguincho-hiperasiaUn peldaño por debajo de su ambición -sería mejor si no existieran precedentes como ‘808s & Heartbreak’, aunque ojo, ha sabido reírse de que el último álbum de Kanye West se llame justo ‘The Life of PABLO’- y un peldaño por encima de lo que parecen estar interpretando crítica y público, ‘HiperAsia’ es ante todo un álbum que representa perfectamente lo que es este 2016. Quizá el disco nacional más 2016 que escuchemos este año. Lo es, principalmente, porque usa diferentes lenguajes como el trap, el rap, el dubstep, el jungle, el lounge, el reggaetón o el neo-soul sin que apenas te des cuenta de que lo está haciendo, sin oportunismos, al propio servicio de las intenciones conceptuales de El Guincho. Cuando menos te lo esperas te viene a la mente un arreglo… que a lo mejor ha durado 1 segundo. Y lo es también por lo innovador de su formato. Así, El Guincho se merienda toda moda para reflexionar sobre sí mismo, su carrera y el devenir de los géneros, a veces contradiciéndose o equivocándose en los detalles… y dejando intencionada o accidentalmente uno de los discos más relevantes de 2016. Cuando dentro de 15 años alguien quiera sonar a 2016, seguro que ‘HiperAsia’ se parece un poquito. E igualmente, cuando nos encontremos la pulsera o veamos su portada en 2031, seguro que recordaremos inmediatamente cómo fue este año.

13


shura-nothingsrealLa decisión de Shura de expandirse en su lado más “radio-friendly” en ‘Nothing’s Real’ no nos permitirá saber cómo habría sido un disco suyo lleno de canciones parecidas a ‘White Light’, pero con lo buenas que son estas canciones de estilo ochentero entre Fleetwood Mac circa 1987, Madonna y Janet, al final termina dando igual. Lo de Shura era pop en mayúsculas y ‘Nothing’s Real’ es prueba de que la británica puede con cualquier estilo si se lo propone. Un disco, en definitiva, como los buenos, de largo recorrido.

12
The Avalanches


avalanches-wildflowerMás allá del name-dropping de los créditos sobre temas que no habríamos descubierto jamás, y que también sacude de lo lindo el mundo cinematográfico y documental -de ‘Streetwise’ a ‘American Juggalo’-, lo importante es que The Avalanches han construido un álbum poderoso y personal, incluso quizá demasiado parecido a su debut, en el que refulge sobre todas las cosas su habilidad y originalidad en la producción. No sabemos si es el uso de la ibogaína en la enfermedad de Robbie Chater o una cuestión de paciencia, pero es difícil escoger qué funciona mejor en una pista como ‘The Wozard of Iz’, si el delicioso recitado de Mort Garson de ‘I’ve Been Over the Rainbow’, que chiflaría a Broadcast; la parte de Danny Brown, el sample acreditado de Tommy James & The Shondells o las orquestaciones aportadas por The Avalanches. ¿Cómo averiguar dónde empieza cada cosa? Todo está tan bien casado que hasta el último sonido ambiente del disco tiene su porqué. ¿Quién no cree en los interludios después de ‘Light Up’? It’s a world of fantasy. Doo doo doo doo doo. Ba ba ba ba ba. Doo doo doo doo doo.

11


Solange_a seat at the table‘A Seat at the Table’ efectivamente no es ‘Lemonade’ y no moverá millones de copias ni será uno de los discos más vendidos del año por mucho que lo merezca. El disco de Solange es puramente R&B, se parece más a los discos de Ms. Lauryn Hill, D’Angelo, Jill Scott y Miguel que a los de Beyoncé porque contiene melodías vocales y armonías mucho más sutiles y pacientes, producciones nada bombásticas y muchos menos singles para la radiofórmula actual. La primera mitad del disco refleja esto brillantemente en canciones tan buenas como la agridulce ‘Weary’, que ha inspirado un divertido meme; ‘Mad’, una pequeña obra maestra de hip-hop fusionado con jazz en la que rapea Lil’ Wayne; ‘Don’t Touch My Hair’ y ‘Cranes in the Sky’, de lejos la mejor canción del disco, un sobrecogedor retrato de escapismo que contiene probablemente la melodía más hermosa del álbum.

10
Leonard Cohen


leonard-cohen-youwantEstremece hoy leer el texto que nuestro compañero Jaime Cristóbal escribía sobre este disco semanas antes de la muerte de Cohen. «¿Es este el último disco de Leonard Cohen? ¿Está el poeta canadiense “haciéndose un ‘Blackstar'»?», comenzaba preguntando. «Uno echa la mirada atrás y se da cuenta de que acaba de escuchar el disco más redondo de Leonard Cohen de los últimos veinte años. Ni siquiera importa si será el último o no, ‘You Want It Darker’ se sostiene con una inusitada vida por sí mismo», concluía. Y no era para menos, pues estábamos ante un largo lleno de sorpresas gratas, como el impacto de esa apertura homónima o incluso los pasajes más “estándar” del cantautor, como ‘Treaty’, que suena a clásico instantáneo, con su melodía muy Cohen pero también muy Randy Newman, llena de imágenes bellas, si bien crípticas, quizá dirigidas a Dios (“Ojalá tu amor y el mío firmasen un tratado”), con el ocasional rayo de luz autobiográfico (“I’m angry and I’m tired all the time”), cantadas con una voz que es pura grava, pero una grava hermosa; y ‘On the Level’, de letra magnífica, contrarrestando el peso existencialista de buena parte del disco con lo que parece la descripción de un encuentro tentador con una mujer. Reconforta sin duda reencontrarse con el inconfundible humor de este antiguo “ladies’ man”.

9
Rihanna


rihanna-anti-coverLa versatilidad y personalidad vocal de Rihanna, eternamente “cool”, no es siempre evidente en sus grandes éxitos, pero en ‘ANTI’ no había nada de eso en principio (después ha resultado que sí). En su lugar, Rihanna parecía buscar un disco que la alejaba firmemente de la radiofórmula para reconducirla hacia terrenos más experimentales, dando lugar a una obra que era un pequeño despropósito conceptual, pero cuyas canciones por separado, desde hitazos como ‘Work’ y ‘Needed Me’ hasta «fan favorites» tan reivindicables como ‘Consideration’ o ‘Higher’, eran muchísimo mejores que la suma. El gran «grower» del año.

8
Nick Cave & The Bad Seeds


nick caveNick ha encontrado en Warren Ellis a su hermano en la música («sin él, todo esto se vendría abajo», dice en la película que acompaña el disco). ‘Skeleton Tree’ es la expresión de lo que el violinista ha logrado extraer del australiano en inacabables, a veces estériles, sesiones de improvisación en búsqueda de un hilo del que tirar. Esa es la esencia de este álbum, que es semejante al trabajo que ambos llevan haciendo juntos desde hace varios años en diversas BSO de películas. Construyen composiciones a partir de un bucle de ruido o un par de notas dislocadas o un coro deslavazado o un ritmo marcial. Cave los usa, a duras penas cantando (“he perdido hasta la voz”, reconoce), para desentrañar unos textos que van unidos a la música como hueso y carne, una poesía fantasmal con imágenes de insectos, mujeres vestidas de rojo, espacios inabarcables, pánico, pérdida y dolor. También hay sexo y religión o, al menos, algo sobrenatural. Es uno de esos discos que a medida que se escuche y dependiendo de qué manera se acceda a él, ofrece múltiples y diversas lecturas. Pero todo, inevitablemente, vuelve a conducir a Arthur, el hijo que el año pasado perdía el artista al caer de un acantilado.

7
Kanye West


kanye westDecir que ‘The Life of Pablo’ resume, por sonido, la carrera de Kanye parece una holgazanería, pero es verdad. El disco contiene una calidez que no oíamos realmente desde ‘My Beautiful Dark Twisted Fantasy‘ y su gusto por los samples del soul, el R&B y el hip-hop de la vieja escuela, los arreglos clásicos de algunas de sus pistas o incluso su duración remiten a ‘Late Registration’. Las letras del disco siguen resultando problemáticas pero musicalmente es complejo, fascinante y para escuchar en bucle incansablemente.

6
Michael Kiwanuka


michael_kiwanuka‘Love & Hate’ es un disco sobre soledad y conflictos de amor, sin apenas menciones religiosas pese a que Kiwanuka es católico reconocido, pero también un estudio sobre la historia de la música afroamericana a través de un enfoque retrospectivo y lo-fi que no olvida la modernidad. Kiwanuka y compañía abren en ‘Love & Hate’ una exuberante panorámica de cuerdas, pianos, coros celestiales, guitarras líquidas y metales al servicio de las melodías de R&B y soul clásico y el resultado es esos discos que se quedan para siempre.

5
Frank Ocean


frank-blondEstamos ante una obra conmovedora, en la que Frank se ha dejado el alma. Y no, no es una frase hecha. Su personalidad, sus miedos, su dolor, su felicidad, sus anhelos, están impresos en estas canciones. Unas veces de forma más explícita que otras, pero siempre con una singular capacidad poética, las constantes referencias y metáforas a su pasión por los coches y la velocidad (herencia y símbolo, dice, de una adolescencia heterocéntrica), las evidentes alusiones a unas relaciones complicadas en su temprana juventud que cambiaron para siempre su forma de ver el amor (tanto ‘Ivy’ como ‘Pink White’ parecen referirse a la persona a la que escribió aquella desarmante carta abierta en su Tumblr, 2012), el uso de drogas como método evasivo de la realidad o su huida de los focos, las alfombras rojas y todo lo que implica la fama en general alimentan estas estupendas canciones.

4
Bon Iver


JV1-640x640El gran hallazgo de ’22, A Million’ es la profunda arquitectura sonora, con apariencia de accidente, que dispone Vernon con el equipo técnico de April Base, su estudio, diseñando una perspectiva inédita (‘____45_____’ y ‘21 M♢♢N WATER’, por ejemplo, coquetean con el free-jazz) que hace sonar de forma insólita incluso las canciones más tradicionales. Es el caso del desarmante corte introductorio, ‘22 (OVER S∞∞N)’, la fantástica ‘29 #Strafford APTS’, interpretada con guiños de hillbilly por su fiel S. Carey mientras vientos y cuerdas parecen sonar a millas de allí, o de la sinuosa ‘666 ʇ’, no demasiado alejadas de ‘Perth’ o ‘Holocene’. Como ocurrió con ‘Bon Iver’, ’22, A Million’ presenta un nuevo estándar musical que será referencia futura para muchos. Y detrás de ese reinventado muro de sonido hay canciones, canciones emotivas y certeras en las que emerge el autor de ‘Skinny Love’. ’22, A Million’ vuelve a confirmar a Justin Vernon y su equipo como uno de esos raros grupos que no juegan la misma liga que los demás. Simplemente, crean una propia y el resto debe conformarse con mirar, aprender y disfrutar.

3
Triángulo de amor bizarro


Como si inconscientemente les agobiase que algunos de sus grupos favoritos estén separados tras haber contenido una pareja (Sonic Youth y Stereolab, a los que decían copiar constantemente aunque nadie se diera cuenta, recuperad ‘Peng!’ y veréis), Triángulo lo dan todo como si el 29 de enero -día de lanzamiento- hubiera sido el último día para ellos y para todos nosotros en el planeta Tierra. La energía que inspiran canciones como ‘Nuestro siglo Fnord’ o ‘Luz del alba’ -el batería, Rafa Mallo, se merece un altar más que un premio- es la mayor jamás vista en sus canciones. Era esperable que profundizaran en sonidos noise, metaleros, industriales… pero el fondo del disco esconde un sinfín de novedades estilísticas más sorprendentes. Como si Triángulo de amor bizarro hubieran dicho «ya tenemos nuestro sonido, todo el mundo lo conoce e identifica al segundo, ahora atraigamos otros estilos hacia él», el cuarteto gallego se aproxima como nunca lo había hecho a Phil Spector, The Jesus & Mary Chain, Raveonettes y los Smiths (‘Seguidores’, que a su vez podría salir en una peli de David Lynch); al dub y al reggae que tanto han obsesionado últimamente a Rodrigo (‘Desmadre estigio’) o a los últimos Portishead (‘O Salve Eris’).

2
Beyoncé


lemonade‘Lemonade’ no es el disco político de Beyoncé que prometía la gran ‘Formation’; en su lugar, por concepto es simplemente un disco de amor, desamor y, finalmente, de misericordia, aunque aúne en sus letras otros temas como feminismo (‘6 Inch’) o racismo (‘Freedom’, con Kendrick Lamar), pero el tema aquí no es lo que cuenta Beyoncé sino cómo y ‘Lemonade’ es un disco de una calidad musical notable, por momentos excelente incluso; vocalmente impecable, variado y dotado de un sonido vigoroso, oscuro y lleno de matices, que por nada del mundo un fan de la música comercial debería ignorar. Quizás no encuentres por aquí una canción histórica tamaño ‘Crazy In Love’, ‘Irreplaceable’, ‘Halo’ o ‘Drunk In Love’, pero sí una obra sólida de principio a fin que vuelve a demostrarnos que la evolución artística de Beyoncé desde ‘4’ es exactamente como queríamos.

1
David Bowie


blackstarDesde el lunes por la mañana en que conocimos su muerte, es inevitable que un escalofrío recorra el cuerpo al escuchar ‘★’. En una pirueta meta-artística en la que obra y vida -muerte, mejor dicho- de un artista confluyen de manera gloriosa y terrible, David Bowie nos estaba anticipando su inminente defunción a través de los surcos de este álbum final. Eso explica muchas cosas, si no todas, y obliga a juzgar esta obra desde una perspectiva nueva, inevitablemente. Pensar en los últimos 18 meses del artista británico, desde que le fuera diagnosticado el cáncer de hígado, pasando por la lucha contra la enfermedad y la asunción de que no podría vencerla, y culminando con la creación de un disco que ni siquiera sabría si podría finalizar o ver editado en vida (visualizando la fecha de su cumpleaños, su favorita, como el momento perfecto para su edición), es totalmente conmovedor.

Pero, obviando las circunstancias, David Bowie lanzaba un disco audaz y cautivador, valiente, que corría unos riesgos que nadie, salvo su espíritu siempre inquieto, le pedía. Con él escribía ya un nuevo y notable episodio de su carrera, a la altura de su leyenda. Apoyándose en la libertad del jazz y el kraut rock, inspirado por jóvenes artistas que rompen límites como Kendrick Lamar o Death Grips, esta vez ha amasado una obra densa, oscura como una ponzoña viscosa que recorre sinuosa, temible, casi cada segundo de sus 41 minutos, permitiendo puntuales y muy medidos espacios a la luminosidad de algunas melodías. Todo conforma su gran obra final, y no deja más remedio que descubrirse ante esta maniobra asombrosa: ‘★’ es un epitafio que retrata su salida de este mundo, pero será, probablemente, el portal de entrada para muchas generaciones, presentes y venideras a una carrera artística referencial, que ha cambiado y cambiará vidas.

La escisión de Fifth Harmony se convierte en un gran drama

22

camila-cabello-cryingAyer las fans de Fifth Harmony, autoras de ‘Work’, el vídeo de 2016 más visto en Youtube este año, vieron cómo su corazón se rompía al saber que Camila Cabello, una de las más carismáticas de la girl band, abandonaba el grupo. Hoy el drama comienza a adquirir proporciones épicas. Ayer se daba a conocer un comunicado de las cuatro integrantes que paradójicamente ahora forman la Quinta Armonía, en el que se despedían de Cabello, le deseaban lo mejor y estaban ilusionadas con su futuro, blablabla…

Sin embargo, aquel escrito era una versión editada y muy light del comunicado completo (podéis ver ambos aquí abajo y buscar las diferencias), que hoy ha visto la luz en el Twitter oficial de las chicas. En él, dejan en bastante mal lugar a Cabello, diciendo que, conscientes de las discrepancias, propusieron varias reuniones para encauzar la situación a las que Cabello directamente no se presentó. Además, aseguran que tuvieron que enterarse del abandono de Camila por medio de sus representantes, algo que esta, muy disgustada tras el escrito de sus ex-compañeras, ha negado.

A todo esto y para echar más leña al fuego, se ha filtrado una grabación de audio en la que los seguidores del grupo reconocen perfectamente a Lauren Jauregui, una de sus integrantes, diciendo que trabajan en condiciones de “esclavitud literalmente”. “Hacemos [el] puto curro cada día y no vemos nada”, dice también. Se desconoce de qué fecha puede proceder esa grabación y a qué se refiere, aunque se da la circunstancia, según Digital Spy, de que a principios de este año han cambiado de agencia de management. Lo único cierto es que la realidad de Fifth Harmony se parece cada vez más a las geniales parodias de Desahogada en su canal de Youtube.