Inicio Blog Página 504

VMA’s 2021: vídeos oficiales de las actuaciones y palmarés

43

Esta noche se ha celebrado una nueva ceremonia de los VMA’s, dejando grandes ganadores como Lil Nas X, que se ha hecho con el premio a Vídeo del Año por ‘MONTERO’, y Olivia Rodrigo, que ha ganado el premio a Canción del Año por ‘drivers license’. Ambos han actuado, como también lo han hecho Foo Fighters al recibir un premio honorífico, la presentadora Doja Cat o Kacey Musgraves, que por muy increíble que parezca, ha interpretado únicamente la intro de su disco. La ceremonia ha sido introducida por Madonna, que ha recordado cuando llegó a Nueva York con 35 dólares y 19 años, y ha bromeado sobre su longevidad y la de los premios. «Y nos dijeron que no íbamos a durar». En su línea, la cantante ha terminado presumiendo de culo, abriendo un enésimo debate -algo cansino ya- sobre si estaba estupenda o haciendo algo inapropiado «para su edad». A continuación, aparecía Justin Bieber para interpretar el mayor éxito actual a nivel mundial, ‘STAY’ junto a The Kid LAROI. Los vídeos con las actuaciones han sido subidos oficialmente a Youtube de manera inmediata. Bajo estas líneas podéis encontrar también el palmarés.








VIDEO OF THE YEAR
Cardi B ft. Megan Thee Stallion – “WAP”
DJ Khaled ft. Drake – “Popstar” (starring Justin Bieber)
Doja Cat ft. SZA – “Kiss Me More”
Ed Sheeran – “Bad Habits”
Lil Nas X – “Montero (Call Me By Your Name)” — WINNER
The Weeknd – “Save Your Tears”

ARTIST OF THE YEAR
Ariana Grande
Doja Cat
Justin Bieber — WINNER
Megan Thee Stallion
Olivia Rodrigo
Taylor Swift

SONG OF THE YEAR
24kGoldn ft. Iann Dior – “Mood”
Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – “Leave the Door Open”
BTS – “Dynamite”
Cardi B ft. Megan Thee Stallion – “WAP”
Dua Lipa – “Levitating”
Olivia Rodrigo – “Drivers License” — WINNER

BEST NEW ARTIST, Presented by Facebook
24kGoldn
Giveon
The Kid LAROI
Olivia Rodrigo — WINNER
Polo G
Saweetie

PUSH PERFORMANCE OF THE YEAR
September 2020: Wallows – «Are You Bored Yet?»
October 2020: Ashnikko – «Daisy»
November 2020: SAINt JHN – «Gorgeous»
December 2020: 24kGoldn – «Coco»
January 2021: JC Stewart – «Break My Heart»
February 2021: Latto – «Sex Lies»
March 2021: Madison Beer – «Selfish»
April 2021: The Kid LAROI – «Without You»
May 2021: Olivia Rodrigo – «drivers license» — WINNER
June 2021: girl in red «Serotonin»
July 2021: Fousheé – «my slime»
August 2021: jxdn – “Think About Me”

BEST COLLABORATION
24kGoldn ft. Iann Dior – “Mood”
Cardi B ft. Megan Thee Stallion – “WAP”
Doja Cat ft. SZA – “Kiss Me More” — WINNER
Drake ft. Lil Durk – “Laugh Now Cry Later”
Justin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon – “Peaches”
Miley Cyrus ft. Dua Lipa – “Prisoner”

BEST POP
Ariana Grande – “Positions”
Billie Eilish – “Therefore I Am”
BTS – “Butter”
Harry Styles – “Treat People With Kindness”
Justin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon – “Peaches” — WINNER
Olivia Rodrigo – “Good 4 U”
Shawn Mendes – “Wonder”
Taylor Swift – “Willow”

BEST HIP-HOP
Cardi B ft. Megan Thee Stallion – “WAP”
Drake ft. Lil Durk – “Laugh Now Cry Later”
Lil Baby ft. Megan Thee Stallion – “On Me (remix)”
Moneybagg Yo – “Said Sum”
Polo G – “RAPSTAR”
Travis Scott ft. Young Thug & M.I.A. – “Franchise” — WINNER

BEST ROCK
Evanescence – “Use My Voice”
Foo Fighters – “Shame Shame”
John Mayer – “Last Train Home” — WINNER
The Killers – “My Own Soul’s Warning”
Kings Of Leon – “The Bandit”
Lenny Kravitz – “Raise Vibration”

BEST ALTERNATIVE
Bleachers – “Stop Making This Hurt”
Glass Animals – “Heat Waves”
Imagine Dragons – “Follow You”
Machine Gun Kelly ft. Blackbear – “My Ex’s Best Friend” — WINNER
Twenty One Pilots – “Shy Away”
Willow ft. Travis Barker – “Transparent Soul”

BEST LATIN
Bad Bunny x Jhay Cortez – “Dákiti”
Billie Eilish & ROSALÍA – “Lo Vas A Olvidar” — WINNER
Black Eyed Peas and Shakira – “Girl Like Me”
J. Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny, Tainy – “Un Dia (One Day)”
Karol G – “Bichota”
Maluma – “Hawái”

BEST R&B
Beyoncé, Blue Ivy, SAINt JHN, WizKid – “Brown Skin Girl”
Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – “Leave the Door Open” — WINNER
Chris Brown and Young Thug – “Go Crazy”
Giveon – “Heartbreak Anniversary”
H.E.R. ft. Chris Brown – “Come Through”
SZA – “Good Days”

BEST K-POP
(G)I-DLE – “DUMDi DUMDi”
BLACKPINK and Selena Gomez – “Ice Cream”
BTS – “Butter” — WINNER
Monsta X – “Gambler”
SEVENTEEN – “Ready to love”
TWICE – “Alcohol-Free”

VIDEO FOR GOOD
Billie Eilish – “Your Power” — WINNER
Demi Lovato – “Dancing With the Devil”
H.E.R. – “Fight For You”
Kane Brown – “Worldwide Beautiful”
Lil Nas X – “Montero (Call Me By Your Name)”
Pharrell Williams ft. Jay-Z – “Entrepreneur”

BEST DIRECTION
Billie Eilish – “Your Power” – Directed by: Billie Eilish
DJ Khaled ft. Drake – “Popstar” (starring Justin Bieber) – Directed by: Julien Christian Lutz aka Director X
Lil Nas X – “Montero (Call Me By Your Name)” – Directed by: Lil Nas X and Tanu Muino — WINNER
Taylor Swift – “Willow” – Directed by: Taylor Swift
Travis Scott ft. Young Thug & M.I.A – “Franchise” – Directed by: Travis Scott
Tyler, The Creator – “Lumberjack” – Directed by: Wolf Haley

BEST CINEMATOGRAPHY
Beyoncé, Blue Ivy, SAINt JHN, WizKid – “Brown Skin Girl” – Cinematography by: Benoit Soler, Malik H. Sayeed, Mohammed Atta Ahmed, Santiago Gonzalez, Ryan Helfant — WINNER
Billie Eilish – “Therefore I Am” – Cinematography by: Rob Witt
Foo Fighters – “Shame Shame” – Cinematography by: Santiago Gonzalez
Justin Bieber ft. Chance The Rapper – “Holy” –Cinematography by: Elias Talbot
Lady Gaga – “911” – Cinematography by: Jeff Cronenweth
Lorde – “Solar Power” – Cinematography by: Andrew Stroud

BEST ART DIRECTION
Beyoncé, Shatta Wale, Major Lazer – “Already” – Art Direction by: Susan Linns, Gerard Santos
Ed Sheeran – “Bad Habits” – Art Direction by: Alison Dominitz
Lady Gaga – “911” – Art Direction by: Tom Foden, Peter Andrus
Lil Nas X – “Montero (Call Me By Your Name)” – Art Direction by: John Richoux
Saweetie ft. Doja Cat – “Best Friend” – Art Direction by: Art Haynes — WINNER
Taylor Swift – “willow” – Art Direction by: Ethan Tobman, Regina Fernandez

BEST VISUAL EFFECTS
Bella Poarch – “Build a Bitch” – Visual Effects by: Andrew Donoho, Denhov Visuals, Denis Strahhov, Rein Jakobson, Vahur Kuusk, Tatjana Pavlik, Yekaterina Vetrova
Coldplay – “Higher Power” – Visual Effects by: Mathematic
Doja Cat & The Weeknd – “You Right” – Visual Effects by: La Pac, Anthony Lestremau, Julien Missaire, Petr Shkolniy, Alexi Bailla, Micha Sher, Antoine Hache, Mikros MPC, Nicolas Huget, Guillaume Ho Tsong Fang, Benjamin Lenfant, Stephane Pivron, MPC Bangalore, Chanakya Chander, Raju Ganesh, David Rouxel
Glass Animals – “Tangerine” – Visual Effects by: Ronan Fourreau
Lil Nas X – “Montero (Call Me By Your Name)” – Visual Effects by: Mathematic — WINNER
P!NK – “All I Know So Far” – Visual Effects by: Dave Meyers, Freenjoy Inc

BEST CHOREOGRAPHY
Ariana Grande – “34+35” – Choreography by: Brian Nicholson & Scott Nicholson
BTS – “Butter” – Choreography by: Son Sung Deuk with BHM Performance Directing Team
Ed Sheeran – “Bad Habits” – Choreography by: Natricia Bernard
Foo Fighters – “Shame Shame” – Choreography by: Nina McNeely
Harry Styles – “Treat People With Kindness” – Choreography by: Paul Roberts — WINNER
Marshmello & Halsey – “Be Kind” – Choreography by: Dani Vitale

BEST EDITING
Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – “Leave tfsihe Door Open” – Editing by: Troy Charbonnet — WINNER
BTS – “Butter” – Editing by: Yong Seok Choi from Lumpens
Drake – “What’s Next” – Editing by: Noah Kendal
Harry Styles – “Treat People With Kindness” – Editing by: Claudia Wass
Justin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon – “Peaches” – Editing by: Mark Mayr, Vinnie Hobbs
Miley Cyrus ft. Dua Lipa – “Prisoner”

GROUP OF THE YEAR
Blackpink
BTS — WINNER
CNCO
Foo Fighters
Jonas Brothers
Maroon 5
Silk Sonic
Twenty One Pilots

SONG OF THE SUMMER
Billie Eilish, “Happier Than Ever”
BTS, “Butter” — WINNER
Camila Cabello, “Don’t Go Yet”
DJ Khaled feat. Lil Baby and Lil Durk, “Every Chance I Get”
Doja Cat, “Need To Know”
Dua Lipa, “Levitating”
Ed Sheeran, “Bad Habits”
Giveon, “Heartbreak Anniversary”
Justin Bieber feat. Daniel Caesar and Giveon, “Peaches”
The Kid LAROI with Justin Bieber, “Stay”
Lil Nas X feat. Jack Harlow, “Industry Baby”
Lizzo feat. Cardi B, “Rumors”
Megan Thee Stallion, “Thot Shit”
Normani feat. Cardi B, “Wild Side”
Olivia Rodrigo, “Good 4 U”
Shawn Mendes and Tainy, “Summer Of Love

Lil Nas X eclipsa a Justin Bieber y Doja Cat decepciona en otros VMA’s algo olvidables

42

Fue un 1 de agosto de 1981 cuando MTV comenzó sus emisiones, lo que significa que este año la cadena cumple 40 años, sin que nadie sepa muy bien si eso es un acontecimiento o más bien todo lo contrario, lo que se conoce como un «non-event» como un piano. Hace demasiado tiempo ya que la gente escucha la música en otra parte, cada vez por cierto en sitios más rocambolescos. Pasamos de mirar la tele durante horas muertas al brío de Youtube, de Youtube a Instagram, y de ahí a los 15 segundos de TikTok. Hoy ya pasar 180 minutos frente a una ceremonia de premios, sin filtros o casi, es una idea cada vez más peregrina. Qué sería de ello sin Twitter haciendo compañía.

Aun así, no se puede decir que la ex cadena musical no lo intente muy fuerte. No ha conseguido reunir para los VMA’s a algunos de los nombres más grandes de la actualidad, como Drake, Kanye West o The Weeknd, pero sí a nombres de primera línea como Ed Sheeran, que os guste o no lleva 11 semanas en el número 1 británico con la excelente ‘Bad Habits’; Olivia Rodrigo, el fenómeno pop del año; o Justin Bieber, por primera vez en 6 años en la ceremonia, y actual número 1 mundial en Spotify con ‘STAY’, su colaboración con The Kid LAROI, que abrió la gala.

Fue una actuación rebosante de energía y efectista, con sus arneses y su uso de las dobles alturas, y ya que estaba por allí y ha tenido un buen año desde el punto de vista comercial, a Justin Bieber le dieron 2 premios: el de Mejor Artista y el de Mejor Pop. Sin embargo, no sé si porque no había manera de saber quién era Justin Bieber y quién The Kid LAROI durante la performance, hasta que ‘STAY’ dejó paso a ‘Ghost’; o porque esta ni siquiera es de lo mejor que encontramos en un mal disco llamado ‘Justice’, Justin Bieber no dejó la sensación de haber arrasado.

Quien deja la sensación de arramblar por donde pasa es Lil Nas X, que se hizo con el premio más importante, el de Vídeo del Año, por el hilarante ‘MONTERO (Call Me By Your Name)’. Cada vez que recorre un escenario, se descamisa, suelta un taco censurado o ejerce de «power bottom» acapara todas las miradas. Del bostezo generado por su colaborador en ‘INDUSTRY BABY’ Jack Harlow pasamos por suerte a unas duchas de color rosa -como todo en su mundo- en las que Lil Nas X recordaba unos fragmentos de «MONTERO». Fue el único momento realmente divertido de una noche que luchó contra la monotonía sin conseguirlo del todo.

El paso de Justin Bieber al rock fake de Olivia Rodrigo no pudo ser más ágil: apenas unos segundos separaron ambas actuaciones, con ‘Good 4 U’ animada por una fantasía de Instagram en sus últimos minutos. Igualmente dinámico fue el paso de Camila Cabello a su colega Shawn Mendes, presentado por ella misma al término de su actuación. A Camila le dejaron presentar la sobresaliente ‘Don’t Go Yet’ pese a que ha sido top 40 en Reino Unido muy a duras penas y en Estados Unidos no lo ha conseguido (por los pelos). Hasta la dejaron comenzar en blanco y negro. Puso, como Ozuna y unos osos de peluche involuntariamente terroríficos en ‘La Funka’, el toque latino en unos premios que no estaban dejando demasiados «highlights».

La variedad la pusieron Kacey Musgraves en una preciosa actuación, no de su single ‘justified’, sino de la intensa intro con la que se abre su álbum ‘star-crossed’; también Twenty One Pilots, Busta Rhymes con su rap de la vieja escuela y Foo Fighters. Estos se pasaron por allí para recoger el premio honorífico que desde el documental ‘Leaving Neverland’ (2019) ya no recibe el nombre de Michael Jackson Vanguard Award, fue Billie Eilish quien se lo entregaba, y los de Dave Grohl hicieron un medley un tanto desangelado en el que lo mejor fue ver a Olivia Rodrigo entonar una frase de ‘Everlong’. Y parecía preparado.

Machine Gun Kelly, al cierre, contribuyó a afianzar la teoría de que las guitarras vuelven y están de moda (no tanto lo de romperlas, Colson, lo tenemos ya demasiado visto), aunque lo suyo hubiera sido que la cadena se atreviera a invitar a Mäneskin, que continúan en el Billboard Hot 100 con su versión de ‘Beggin». En verdad, la ceremonia no se quitó de encima, ni con ese par de guitarras eléctricas, la sensación de estar ofreciendo una y otra vez sets demasiado vistos y sobados. Doja Cat, que ha hecho uno de los mejores discos del año, decepcionó como presentadora, dejando toda la gracia en manos de sus estilistas (con especial mención al look silla y al look gallo); y también decepcionó como performer, con un sosísimo playback que no sacó brillo ni a ‘Been like This’ ni a ‘You Right’. ‘Woman’ y ‘Ain’t Shit’ hubieran sido mejor opción, pues por algo son sus éxitos actuales. Visto su carisma, no nos extraña que tardara 15 minutos en salir a presentar su propia ceremonia.


A continuación, Chlöe nos dejó el mensaje de que no va a ofrecernos en solitario (la conocemos por su notable disco con Halle) nada que no hayamos visto ofrecer ya demasiadas veces a Beyoncé, Nicki Minaj o Jennifer Lopez. «Booty so big», promovía en un tema paradójicamente llamado ‘Have Mercy’, mientras la audiencia miraba el móvil. Aburrido e inexplicable como los interludios de Latto y Saint Jhn. ¿Para eso habían dejado a Kim Petras en la pre-ceremonia?

Algo más entretenida fue Normani. Mientras Doja Cat había bailado con un par de acompañantes que no terminaban de aclarar su mensaje ni de mostrar su profesionalidad en ningún sentido, la intérprete de ‘Wild Side’ mostró un mínimo de sentido escénico con sus docenas de bailarines, ya antes de que sacara a Teyana Taylor crucificada en modo decorativo, como parte de un atrezzo S&M. Cuando Normani escaló en ella para simular un poco de sexo oral, uno solo podía preguntarse qué tramaría Lorde sobre el escenario para que no le dejaran hacerlo debido a la covid. Al menos algo de ‘Solar Power’ sonó como música de transición: puede ser la última vez que Lorde lo haga en una gala de este tipo.

Aunque MTV nació en 1981, no fue hasta 1984 que se celebró la primera ceremonia de los Video Music Awards. Allí Madonna lanzó su carrera para siempre interpretando ‘Like a Virgin’ tirada por los suelos, y Cyndi Lauper ganó el premio a Mejor Vídeo Femenino por la histórica ‘Girls Just Wanna Have Fun’, que se acerca ya a 1.000 millones de reproducciones en Youtube (!). En aquellos tiempos no se sabía cuál de las dos llegaría más lejos, así que ha sido un acierto total reunir a ambas en esta ceremonia de 40º aniversario de la cadena. Pero de nuevo, el sabor dejado es a oportunidad perdida. No hay instantánea de ambas juntas: la una depositó en su nuevo culo toda la noticia, en una nueva reivindicación contra el edadismo; la otra nos habló sobre los derechos de las mujeres; realmente no tan lejos la una de la otra, pero sin mezclarse.

Algo sabes que no está funcionando al 100% cuando lo mejor de una ceremonia en 2021 es esperar no que Alicia Keys cante con Swae Lee, sino que entone unas líneas de ‘Empire State of Mind’. Algo metafórico sobre la deriva de la cadena tenía ese logo de los VMA’s que quería presidir la retransmisión, pero era tan negro que simplemente no se veía. Como la propia MTV, estaba ahí, solo que parecía no estarlo.

LISA de BLACKPINK te vuela las pestañas con sus 2 nuevos singles… sonando a 2013

19

Es costumbre -o más bien una imposición contractual- en el k-pop que los integrantes de sus exitosos grupos saquen singles en solitario. BLACKPINK no es una excepción: Rosé y Jisoo ya se han aventurado a volar solas (la primera ha triunfado bastante con su single ‘On the Ground‘, que acumula 145 millones de streamings en Spotify) y ahora es el turno de Lisa.

‘LALISA’ es el primer single en solitario de Lisa. Como «La Rosalía» pero con su nombre. En el tema, Lisa apuesta por un pop urbano agresivo, lo cual es perceptible en varios puntos: el tema busca rallar casi tanto como ‘Get Right’ de Jennifer Lopez aunque suena más bien a algo que Jessie J habría lanzado en 2013, la potencia de sus tambores es casi sísmica y la producción vocal es más o menos cortante. El tema incorpora un puente o «breakdown» en el que se introducen cuerdas de sonido oriental, llevando el tema a Eurovisión por la vía de Azerbaiyán.

El videoclip de ‘LALISA’ es la superproducción esperada, un desfile de «looks» entre los que encontramos a «LALISA» urbana, «LALISA» oficinista, «LALISA» motera, «LALISA» feliz y sonriente en el porche en un día de verano o «LALISA» reina de Tailandia.

A pocos días de su lanzamiento se puede decir que ‘LALISA’ no está pasando desapercibida: ocupa el número 18 en el top 50 global de Spotify, es decir, está manteniendo el interés, aunque no sabe hasta cuándo; y en España es el sexto vídeo más visto en Youtube. La base de fans de BLACKPINK no está fallando a la artista.

Junto a ‘LALISA’ se ha dado a conocer un segundo tema de LISA. En ‘MONEY’ la surcoreana canta que le llueven los dólares y la producción no puede sonar más cara. ‘MONEY’ es como ‘LALISA’ pero probablemente más agresiva todavía: atención a esos golpes de piano y ponlos a todo volumen en tu cuarto si quieres cargarte unas cuantas ventanas. Eso sí, lo mejor es ese bélico final hecho para volarte las pestañas, flautita incluida.


Gizelle apuesta por la «slow jam» de R&B en el contexto de reinado del reggaetón

1

En España no es que no interese demasiado el R&B… es que (casi) solo lo peta el reggaetón y, a menos que te llames Sen Senra, una canción de R&B no suele llegar a la lista de Promusicae, mucho menos si está cantada en inglés. En este contexto musical llega Gizelle con una propuesta que bebe del sonido de artistas como Sabrina Claudio, H.E.R. o Jorja Smith pero que no renuncia al español, al menos en las tres buenas canciones que ya ha publicado en las plataformas.

Por un lado es de agradecer que Gizelle, que es de Barcelona, no tome el camino fácil de reivindicar los clásicos de siempre (sí, todos somos fans de Lauryn Hill) y, por el otro, sorprende lo bien que suenan sus historias de desamor en el contexto de unas «slow jams» de R&B con pianos y bases lentas e hipnóticas que podrían haber firmado las tres artistas mencionadas u otras como Kehlani o Erika de Casier. ‘Lo que querías’, ‘Firmado con el tiempo’ y ‘Refugiandomentí’ narran la historia de una ruptura con la sensualidad y el gusto que esperas del género, pero también con unas melodías melancólicas, pensativas y hermosas que atrapan desde el segundo cero.

El primero de los tres singles que ha visto la luz, ‘Las que querías’ afronta una situación amarga («te dejo libre ya, no vuelvas más, vete con las que querías) desde la elegancia de un R&B contemporáneo más o menos clásico con el que Gizelle sentencia: «no me eches la culpa de tus propios miedos, he venido a amarte, no a perder el tiempo». Mucho más hipnótica, ‘Firmado con el tiempo’ da rienda suelta a la desesperación («no hay nada más pesado que el adiós, si pudieras regresar, por favor») pero la música bordea la duermevela y ‘Refugiandomentí’ profundiza en el sentimiento de tristeza («prefiero recordarte así, cuando todo era un engaño») dejándonos otra canción que puede tocar la fibra sensible si te despistas.

Los tres singles de Gizelle adelantan el EP que la artista está preparando con el apoyo de la comunidad musical Acqustic. Os dejamos con ellos y sus respectivos videoclips, también enormemente cuidados.


Adam Driver parece David Bowie en ‘We Love Each Other So Much’

4

Annette‘ es una absoluta locura de Leos Carax. Como indicaba en su crítica nuestro compañero Fernando García, una obra que por momentos «abraza por completo el ridículo» y en la que «todo es excesivo y excéntrico pero también genuinamente fascinante».

Estamos ante una suerte de ópera-rock, cuya historia ha sido creada por los imprescindibles Sparks (no sólo la música), por lo que era de esperar que su banda sonora se pegara también a nuestro cerebro, como sucede con el «chanting» de la marioneta Annette (el ‘Baby Aria (The Moon)’ de la pista 11); el tema que abre el musical, ‘So May We Start’; y ‘We Love Each Other So Much’, que es nuestra «Canción del Día» hoy.

‘Annette’ cuenta la historia de un comediante de humor siniestro llamado Henry (Adam Driver) y una cantante de ópera llamada Ann (Marion Cotillard), y ‘We Love Each Other So Much’ es la canción que representa su amor hacia el principio de la película. Es, como se dice en un momento hacia el final, «su canción» como pareja. ‘We Love Each Other So Much’ podría ser una balada de amor puro «oscarizable», muy recordable por lo repetitiva que es, que después podría haber dado lugar a una remezcla glam o electro.

Pero son Sparks sus autores y productores, y han decidido entregar todo a la vez en la misma pista, siguiendo su estilo en distintas etapas de su carrera. Esta es una de sus producciones más crecidas en cuanto a la grandiosidad con que suenan pianos y cuerdas, destacando lo turbia que llega a sonar la melodía pese a lo que se nos está contando. Suena a mal augurio, quizá anticipando la tormenta que vemos en el cartel de la cinta.

Marion Cotillard, que hace de cantante de ópera, se entrega a un registro muy agudo, pero poco se está hablando de cuánto suena Adam Driver a David Bowie en este y muchos otros momentos de la película. En concreto, al Bowie que nos encontramos en sus dos últimos discos, los sobresalientes ‘The Next Day‘ y ‘Blackstar‘.

Sparks tenían que llevarnos obligatoriamente a los 70, y Bowie ha sido, de hecho, una referencia clara para Leos Carax como expresó en la presentación de ‘Annette’ y recogía El País. Allí decía que rodar un musical vino de la frustración de «no haber hecho una gira tocando un instrumento», añadiendo: «Descubrí a David Bowie cuando tenía 14 años. Siempre quise hacer una película con música, pero pensé que nunca iba a ocurrir».

¿Qué te ha parecido 'Annette'?

Ver resultados

Cargando ... Cargando ...

Lo mejor del mes:

Kacey Musgraves / star-crossed

El divorcio de Kacey Musgraves ha sido una de las noticias más inesperadas que ha dejado el mundo musical en el último año. Parecía difícil de creer que una persona que había sido capaz de retratar la felicidad de la vida matrimonial de una manera tan sublime como hizo en ‘Golden Hour‘ -uno de los discos clave del siglo XXI– se hubiera quedado sin ese amor que tan feliz le hacía. El disco siguiente de Kacey no podía ser otra cosa que un disco post-divorcio y ‘star-crossed’ se suma a una tradición en la que encontramos trabajos tan queridos como ‘Blood on the Tracks’ de Bob Dylan, ‘Rumours’ de Fleetwood Mac, ‘The Visitors’ de ABBA o ‘Here, My Dear’ de Marvin Gaye.

De título anacrónico que se traduce en «malhadada», «desgraciada en el amor», el cuarto álbum de estudio de Kacey Musgraves relata el fin de su relación con el cantautor Ruston Kelly de manera cronológica, pasando del mayor de los dramas (‘star-crossed’) a la mayor de las gratitudes (‘gracias a la vida’) y dejando una serie de interesantes grises a su paso en los que Kacey explora temas como el resentimiento (‘justified‘), el idealismo (‘if this was a movie..’), la masculinidad tóxica (‘breadwinner’) o la necesidad de mantener el optimismo (‘keep lookin’ up’). Volviendo a su concepción, el disco empieza a tomar forma cuando Kacey se somete a un viaje psicodélico guiado que resulta ser «profundamente gutural, espiritual y aterrador pero también extremadamente útil» y con el que busca «transformar mi trauma y mi dolor en otra cosa». Después del viaje, Kacey decide que su nuevo disco estará inspirado en el género dramático de la tragedia griega y que estará dividido en «tres actos: la explicación, el clímax y la caída, y finalmente la resolución».

Dicha inspiración puede llevar a engaño por dos motivos: por un lado, ‘star-crossed’ no es un disco sesudamente conceptual y de farragosa secuencia llena de títulos imposibles y, por el otro, tampoco es un trabajo especialmente dramático. Si algo ha unido siempre todas las canciones de Kacey es la sabia serenidad dentro de la cual existen y las que componen ‘star-crossed’ no son ninguna excepción. De hecho, son incluso más reflexivas que las del álbum anterior, a veces hasta el punto de dejarnos melodías no demasiado recordables (‘camera roll’, ‘hookup scene’, ‘what doesn’t kill me’); en tanto sus letras pueden tocar herida en algún momento puntual pero ni son demasiado explícitas ni están en absoluto llenas de reproches o rencor. Kacey ni olvida los buenos tiempos ni se pinta como la buena de la película todo el rato. No hay que olvidar que Ruston y ella siguen siendo amigos.

Musicalmente, ‘star-crossed’ tampoco se desvía de la evolución hacia el pop expuesta por la cantautora de Texas en ‘Golden Hour’. El country tradicional de sus dos primeros trabajos vuelve a dejar paso a un soft-pop-rock y folk-pop suaves y melosos a los que Kacey suma aún más matices electrónicos. Cuenta la artista que durante la composición del álbum le inspiró la música de Sade, Daft Punk, Weezer o Bill Withers pero las atmosféricas ‘if this was a movie..’ e ‘easier said’ suenan a la Dido de los dos primeros discos para bien; el single ‘simple times’, en el que Kacey reflexiona sobre la tranquilidad de la vida pre-adulta, contiene un arreglo de teclado de lo más pintón, muy Mac DeMarco; ‘cherry blossom’ es puro indie-pop con brillantina y el álbum se abre con un épico mariachi espacial en el que Kacey es capaz de presentarnos la historia del disco y, a la vez, fusionar el sonido de su origen texano con las nuevas ideas que el elepé explora.

Antes de llegar a su interesante versión de ‘Gracias a la vida’ de Violeta Parra, Kacey nos ofrece una serie de canciones estupendas que rara vez alcanzan las cumbres de ‘Golden Hour’ pero que ganan con las sucesivas escuchas. La adictiva ‘good wife’ nos pone en la piel de una persona absolutamente entregada a ser la esposa perfecta pero que, en el fondo, está invadida por las dudas; ‘justified’ es un single oscuro pero esperanzado que remite con gusto a la canción pop de cantautor de los 90; ‘angel’ es una balada pop-folk conmovedora en su sencillez, en la que Kacey afirma que no es esa mujer angelical que Ruston cree; ‘easier said’ equilibra lo envolvente de su producción con una melodía preciosa y ‘keep lookin’ up’, la joya escondida del disco, nos devuelve a sus inicios country en otra de esas composiciones sosegadas, sencillas, perfectas y llenas de sabiduría que solo Kacey puede hacer.

La versión de Kacey de ‘Gracias a la vida’, canción que descubre en realidad gracias a la versión de Mercedes Sosa, enmarca su universal mensaje en el interior de una producción experimental que hace sonar la letra como si regresara de diferentes épocas hasta llegar al futuro; un interesante experimento de poesía sonora aplicado a la forma de canción clásica que subraya la capacidad de ‘Gracias a la vida’ de reencarnarse en el tiempo. Algunas canciones de ‘star-crossed’ nunca tendrán esa suerte: ‘breadwinner’, en la que Musgraves nos cuenta, casi a modo de secreto, que Ruston se ha sentido «inseguro» ante el éxito de ella; parece esconder un hit pero en realidad no lo hace, la acústica ‘hookup scene’ es agradable sin llegar a tocar la fibra sensible, ‘camera roll’ es una nana que efectivamente incita más al sueño que a otra cosa y ‘there is a light’ es un curioso ejercicio de disco vintage que suena mejor en el contexto del álbum que separado de él.

La buena noticia que trae ‘star-crossed’ es que Kacey se encuentra en un buen momento emocional, la mala es que su divorcio no ha hecho que se le avive más si cabe la llama de la inspiración, como ha ocurrido tantas veces a lo largo de la historia. La mayoría de las composiciones vuelven a ser intachables en fondo y forma, pero la secuencia es menos sólida que la de ‘Golden Hour’ y eso hace que la escucha desfallezca en ciertos puntos. Sin embargo también es de agradecer que Kacey no haya hecho el típico disco post-divorcio lleno de amargura hacia la otra persona. Volviendo a hacer gala de su sabiduría, incluso después de haber vivido una situación tan traumática ella ha preferido entregar un disco pensado, reflexionado, en absoluto impulsivo o visceral, y esta madurez impregna todas sus nuevas canciones en el mejor de los sentidos.

Lana Del Rey desactiva todas sus redes sociales para centrarse en sus proyectos

55

«Usuario no encontrado», es lo que aparecerá en la pantalla de tu teléfono móvil si intentas buscar el perfil de Lana del Rey, por ejemplo, en Instagram. La cantante ha desactivado todas sus redes sociales con el objetivo de centrarse totalmente en los proyectos en los que está trabajando.

Del Rey confirmaba la noticia con un vídeo precisamente a través de sus redes, vídeo que no encontrarás a menos que busques en el perfil de algún club de fans o en los medios de comunicación: «Es simplemente porque tengo muchos intereses y otros trabajos», decía la artista en el vídeo, «por ahora, creo que voy a mantener mi círculo un poco más cerrado». También confirmaba que se trata de una decisión con la que tener más «privacidad y transparencia» a la hora de trabajar en sus proyectos, ni mucho menos es el fin de su carrera.

Uno de esos proyectos está cada vez más cerca, a pesar de los retrasos que ha sufrido. El  próximo 22 de octubre llega su segundo disco en lo que va de año, ‘Blue banisters’, cuyo último single, ‘Arcadia‘, se lanzó hace unos días. La cantante aprovechará este «descanso digital» para centrarse en sus álbumes narrados, su poesía y otros proyectos musicales.

Britney Spears anuncia su compromiso con su pareja Sam Asghari

24

La cantante Britney Spears ha hecho público su compromiso con su pareja Sam Asghari con un vídeo a través de sus redes sociales mostrando su entusiasmo, alegría y luciendo alianza. «¡No puedo puto creerlo!», a escrito en su perfil de Instagram.

Ha pasado un mes desde que el padre de Britney solicitara por primera vez en el Tribunal Superior de Los Ángeles el fin de la custodia de su hija, una decisión que al principio parecía un gran avance, hasta que se descubrió que esa renuncia le costaría a Britney dos millones de dólares. Su abogado aseguró entonces que su clienta no sería «extorsionada» y que esa petición no tenía «posibilidades de éxito».

No ha habido más eco en los medios de comunicación sobre esos dos millones de dólares, pero sea como sea, el éxito o no de la petición se descubrirá el próximo 29 de septiembre, cuando continúe el juicio y donde se espera que la jueza Brenda Penny ponga no solo un final sin condiciones a la tutela de Jamie Spears, sino que tampoco le asigne otra tutoría y pueda ser ella quien decida sobre su vida, como ya ha expresado anteriormente.

Este compromiso podría ser el principio de un primer paso hacia su libertad, ya que si el tema de la custodia de su padre hubiera seguido su curso normal probablemente todo habría sido muy distinto. A lo largo de los años, el padre de Britney a controlado su carrera profesional, su dinero, sus relaciones amistosas y también las sentimentales, hasta el punto de impedir el deseo de la cantante de tener un hijo obligándola a implantarse un DIU.

Desde Forever Diamonds NY, joyería que ha diseñado el anillo de compromiso, se han mostrado «encantados» y contentos con el compromiso de la artista, a la que le han dedicado unas palabras en su web: «Estamos encantados de felicitar a Britney y Sam Asghari por su reciente compromiso. No podríamos sentirnos más honrados de crear este anillo para una pareja tan especial». Foto de: E! News y Britney Spears.

Low no decepcionan en ‘Hey What’

8

‘Hey What’, el nuevo largo de los autores de álbumes tan sublimes como ‘Things We Lost in the Fire‘ y ‘Double Negative‘, será nuestro Disco de la Semana, adelantado por la cautivadora ‘Days Like These‘, el track ‘Disappearing’, y ‘More’. Foto: Nathan Keay.

Si el vídeo de ‘More’ pretende «explorar de forma metafórica la tarea hercúlea de desmantelar la opresión estructural a través de los estereotipos de género», de manera muy sutil (ojo a la foto promocional en que vemos a Mimi con pantalones, camiseta y gorro, y a Alan sin camiseta), la canción sí va directa al grano.

‘More’, sencilla como su título, se extiende tan sólo 2 minutos de duración entre guitarras eléctricas distorsionadas al modo del rock experimental de los años 90, como siempre, sin descuidar la melodía. Es muy significativo que el estribillo se componga de un tarareo de Mimi Parker, que invita al público a aullar junto a ella después de las dos estrofas.

En cuanto a la letra, es una sencilla mirada retrospectiva de arrepentimiento (“di más de lo que debería haber perdido”), volando aparentemente independiente del vídeo, más universal, aunque siempre en posible relación («quiero todo lo que nunca tuve», «aprendí más de lo que me enseñaron»). Una excelente producción de BJ Burton que forma ya parte de lo más inmediato del extenso repertorio de Low.

Lo mejor del mes:

Priya Ragu / damnshestamil

Entre los proyectos internacionales que están devolviendo otros sonidos tradicionales a la palestra, la cantante tamil-suiza Priya Ragu ha sido apoyada por BBC Radio 1, aparece como artista invitada en el último disco de Jungle y acaba de editar su primera mixtape a través de Warner Records. ‘damnshestamil’ fusiona sonidos de R&B alternativo, dancehall o soul con instrumentos tradicionales tamiles dentro de una colección de 10 solventes canciones que pueden abrir a Priya muchas puertas.

Nacida en Suiza, donde sus padres, originarios de Sri Lanka, se trasladan en los 80 huyendo de una guerra civil que dura décadas, Priya desarrolla un amor por la música que no será aprobado por sus padres, que consideran «obscena» la música pop de occidente y los videoclips emitidos en la MTV… a pesar de que la cantante favorita de Priya, quien le inspira a cantar, no es otra que Ms. Lauryn Hill. A la autora de ‘The Miseducation of Lauryn Hill’ recuerda Priya en lo vocal -ambas comparten un registro meloso y aterciopelado- mientras sus composiciones buscan diversos caminos.

La voz de Priya es especialmente cautivadora en la pista de apertura, ‘Leaf High’, inspirada tanto en el R&B-hop de los 90 que hasta incorpora un rap (presumiblemente de su hermano y productor, Japhna Gold) y un solo de guitarra eléctrica que suenan rescatados de la época… o de 2005. El estribillo apela a volar sin miedo y es irresistible, pero la producción no es de lo mejor que esta mixtape tiene que ofrecer. Quizá por lo excepcional que sigue resultando escuchar instrumentos como la tabla dentro de canciones pop actuales, la música de ‘damnshestamil’ trae a la mente algunas ideas que ya escuchamos en los dos primeros discos de M.I.A., aunque su discurso es un poco más conservador.

‘Good Love 2.0’, la canción que ha puesto a Priya Ragu en el mapa, propone un disco-funk que parece más inspirado en ‘American Boy’ de Estelle que en ‘Say So’ de Doja Cat, pero decide cerrarse con una fiesta de tablas que, acompañadas por los coros R&B de Priya, es pura exuberancia. El mismo efecto tiene lugar en ‘Lighthouse’, en la que Priya apuesta por la vivacidad de los ritmos jamaicanos solo para concluir la grabación con una explosión de tablas que ni ‘Bamboo Banga’, y la potente ‘Chicken Lemon Race’ ya no divide ninguno de estos estilos, apostando por una fusión más completa. La música tradicional tamil tiene especial peso en la pista final, ‘Santhosam’, de final embriagador.

Si ‘damnshestamil’ se desarrolla con una visión estética sólida, nada moderna, hay que decir, pero que sí se diferencia de muchos proyectos contemporáneos, lo cual es un buen comienzo, a algunas de sus composiciones les falta contener melodías vocales más esculpidas y definidas. En la balada R&B-pop ‘Anything’ la producción se come definitivamente a la canción y lo mismo sucede en la jamaicana ‘Kamali’, en ‘Deli’ prevalece el estilo por encima de la canción y ‘Forgot About’ cierra la mixtape en forma de balada de desamor que transmite más indiferencia que otra cosa. No es lo que Priya Ragu puede tener en mente cuando acaba de aparecer en ‘Love in Stereo’, es portada de una playlist de Spotify y está en boca de muchos.

Criticar por criticar, con Mikel López Iturriaga

37

Desde esta semana, y al menos durante lo que queda de 2021, el podcast de JENESAISPOP será semanal en lugar de quincenal. Afrontamos la nueva temporada con ilusión y agradeciendo a nuestros oyentes su fidelidad durante las primeras 14 entregas. En el primer episodio de esta nueva temporada contamos como invitado con Mikel López Iturriaga, en principio conocido como crítico musical por su labor en Tentaciones, últimamente por el pelotazo dado por El Comidista, el subportal de información gastronómica también de El País.

Sebas y Claudio charlan con Mikel sobre la supervivencia de la crítica musical en un mundo inundado de redes sociales, sobre la credibilidad de la crítica ligera y hecha con humor en contraposición a la más erudita o literaria, y sobre las diferencias entre la crítica musical y la crítica gastronómica. Esta última es «más carca y clasista» según el propio López Iturriaga.

Es también ocasión de hablar de tabúes como las presiones publicitarias y la supuesta corrupción periodística en la crítica de discos o restaurantes. “Si todas las veces que me han acusado desde 1993 de recibir dinero, lo hubiera recibido, estaría en una mansión en las Bahamas, y no estaría trabajando en esto. De todos los mitos de la profesión, es el más absurdo”, nos dice Mikel.

También hay tiempo para hablar sobre la autocensura, el colegueo con los artistas o la amabilidad en la crítica a medida que pasa el tiempo, frente a la ferocidad habitual en blogs hace unos años. Los contertulios recuerdan anécdotas concretas sobre La Unión, Bebe o Juan Camus.

Little Simz sorprende reivindicando a… ¡Robin Thicke!

1

Little Simz, autora de nuestro Disco de la Semana, el excelente ‘Sometimes I Might Be Introvert’, ha acudido al mítico Live Lounge de la BBC, como es habitual, para interpretar uno de sus recientes singles, y una versión. El single elegido ha sido ‘I Love You, I Hate You’, la agridulce composición para su padre en la que profundizábamos hace unos días.

Pero la sorpresa ha sido la versión, pues ha escogido un tema de Robin Thicke. Este no es demasiado popular desde que las acusaciones de machismo fueron empañando el éxito de ‘Blurred Lines’, por no hablar de las denuncias por plagio de la familia de Marvin Gaye. Little Simz no ha escogido esta canción, en cambio, sino su segunda más popular: ‘Lost Without U’, extraída de un álbum anterior, ’The Evolution of Robin Thicke’ (2006). Fue escrita y producida por él mismo junto a Pro J. Este año Robin Thicke ha sacado un álbum, ‘On Earth, and in Heaven’, el primero en 7 años, que ni siquiera ha llegado al Billboard 200.

Little Simz ha logrado con este cuarto álbum su primer top 5 en Reino Unido, si bien lejos de los números 1 logrados en discos por algunos de sus compañeros de generación, como Dave o Stormzy.

‘Sin mí’ de Sebastián Cortés es una de esas irresistibles canciones de despecho

6

Sebastián Cortés parece estar haciendo un pequeño borrón y cuenta nueva cuando dice que ‘Sin mí’ «marca el inicio de su nueva etapa musical». Con este tema que quizá has escuchado recientemente en alguna de nuestras playlists, pretende «acercarse a un sonido pop puro», abordando «una ruptura» desde un punto de vista «más maduro y menos adolescente». El resultado es una de esas canciones del verano alternativas que no han llegado tanto al gran público, pero que pueden obsesionar a quienes le dan la oportunidad. Es nuestra «Canción del Día» hoy.

Nacido en Bogotá pero criado desde su primer año de vida en Madrid, Sebastián Cortés es conocido sobre todo por un tema llamado ‘La Posada’, un dúo con Alba Reche que ha superado los 10 millones de streamings, acústico pero con su rítmica. Como símbolo de su independencia y autoproducción, este año ha lanzado un disco llamado ‘Canciones que hice en mi habitación’, apto para seguidores de toda la corriente Billie Eilish/Natalia Lacunza que aglutina bedroom pop y mainstream. Hay algún arrebato rockero en el disco, como ‘Quiéreme un poco’; un pequeño hit llamado ‘Borracho’, que parece incorporar un sample de Michael Jackson; y canciones que literalmente no «quieren ser intensas», pero sí lo son, como el otro pequeño hit, ‘Me da la vida’.

‘Sin mí’ pone remedio a eso. No es la canción madura que igual te esperas por su descripción, pero sí logra sonar resignada, divertida, casi autoparódica, a partir de una melodía y una producción luminosas por mucho que Sebastián Cortés esté cantando desde el despecho sobre estar hecho una pena. La letra no sabe qué hacer “para recuperar tu amor”, mientras en su videoclip, él recibe caricias y bofetadas. La producción tipo synth-pop es fácilmente vinculable a los últimos pasos de Marc Seguí, pero hay algo en su melodía que ambiciona algo tan transversal como los clásicos de Los Rodríguez, Los Ronaldos y Laura Pausini.

Sebastián Cortés actúa el 3 de octubre en Pops Marítims, Valencia, el mismo día que Paranoid 1966 y Anouck the Band. Entradas, aquí.

Arranca la 3ª temporada del JNSP Song Contest: descubre canciones que no han sido hits

0

Estos días comienza la nueva temporada del JNSP Song Contest de nuestros foros, el concurso en el que les foreres presentan canciones del último año que no hayan sido un hit, siendo cada tema después votado por el resto de participantes, al modo del Festival de Eurovisión.

El concurso, que nos ha descubierto a talentos como Rigoberta Bandini, Axel Vindenes o Solå (que incluso llegó a mandar un saludo de agradecimiento), ha tenido una media aproximada de 25 participantes durante su segunda temporada, a través de 33 ediciones que nos animaron durante los aburridísimos meses de toque de queda. Algunas de las ediciones más memorables fueron la de Divas, la de Halloween o la retrospectiva currada por LaBecaria. Los ganadores de la 2ª temporada, narizsusia y bigchichi, han podido seleccionar un regalo de nuestra tienda a su elección. Puedes consultar los resultados en esta suerte de Wiki.

La tercera temporada comienza con una edición organizada por molinero, que nos presenta una temática Las Vegas en la que se prometen sorpresas, o sea, sustos. Podéis presentar vuestra canción participante hasta mañana lunes 13 de septiembre, mandando un mensaje privado en este caso a molinero. Durante este fin de semana se están presentando las primeras 20 canciones candidatas para ganar la primera ronda.

Para participar en el Contest tenéis que haber dejado previamente 100 mensajes en nuestro foro demostrando que no sois un bot. Si tenéis problemas con el registro, enviad un mail a jenesaispop@gmail.com.

¿Por qué tanta gente odia a Coldplay?

151

Una de las primeras manifestaciones de odio registradas contra Coldplay es un mensaje publicado en el foro ILX por un usuario llamado Michael Taylor el 6 de agosto de 2001, poco más de un año después de su debut discográfico con ‘Parachutes‘. “Dios santo, es el grupo más carente de vida, personalidad, carisma o emoción que he visto jamás. Mi padre creyó que eran una banda local de instituto. Y no voy a entrar en la absoluta falta de contenido de su entrevista post-concierto”, escribió. 20 años después los motivos para detestar a Coldplay no han cambiado, pero sí se han reforzado con nuevos argumentos conforme la banda se convertía en la más famosa del siglo XXI.

Tienen tres álbumes entre los 40 más vendidos del siglo, ostentan el récord de 9 premios Brit, su gira de 2016 ‘A Head Full of Dreams’ es la 5ª más exitosa de la historia y son la única banda en haber encabezado el cartel de Glastonbury en cinco ocasiones. A día de hoy son el 19º artista más escuchado del planeta en Spotify y, junto a Queen y Eminem, el único del top 20 que lleva más de dos décadas en activo. Porque lo que Michael Taylor no contó en aquel mensaje en el foro (o quizá todavía no había descubierto) es que a su padre, por mucho que los confundiese con una banda local de instituto, probablemente le encantase Coldplay. Como a casi todos los padres. Como a casi todo el mundo. El estatus del grupo ha generado una paradoja similar a la del gato de Schrödinger: a todo el mundo le gusta Coldplay y, a la vez, todo el mundo odia Coldplay.

No siempre fue así. A principios de los 2000, el nu metal de Linkin Park y Limp Bizkit se postulaba como heredero del grunge en Estados Unidos, mientras que en Reino Unido Coldplay y Travis proponían una evolución melancólica del Britpop cuyo mensaje venía a ser “estoy sufriendo pero al menos se me permite sentir que estoy vivo”. ‘Parachutes’ y ‘A Rush of Blood to the Head’ recibieron críticas positivas (generalmente con adjetivos como “solvente”, “eficaz” o “emotivo”) y sus ventas millonarias empezaron a desmarcarlos del indie: Coldplay tenía una habilidad asombrosa para manufacturar singles perfectos para la radio (‘Yellow’, ‘Trouble’, ‘In My Place’, ‘The Scientist’, ‘Clocks’) y para conectar emocionalmente con la masa. En 2003 Chuck Klosterman, en su colección de ensayos ‘Sex, Drugs and Cocoa Puffs’, escribió que Coldplay “fabrica amor falso tan frenéticamente como la puta Ford fabrica Mustangs”. Durante aquellos primeros años, Coldplay ocupó un espacio en el mercado del rock que podría denominarse como “la banda indie que le gusta a la gente a la que no le gusta el indie” que después ocuparían Muse, Franz Ferdinand o The Killers.
Y entonces llegó Gwyneth.

Se podría señalar 2005 como el año 0 del odio contra Coldplay. En ‘Virgen a los 40’ Paul Rudd le decía a Seth Rogen “¿Sabes cómo sabes si eres gay o no? Si te gusta Coldplay”. Y para cuando se lanzó el tercer álbum de la banda, ‘X&Y’, Chris Martin se había casado con la actriz Gwyneth Paltrow y habían tenido una hija a la que bautizaron Apple. Entre ‘A Rush of Blood to the Head’ y ‘X&Y’ Chris Martin se convirtió en una celebrity. En un episodio de ‘Sexo en Nueva York’ de 1999, Stanford le dice a Carrie “Todo el mundo va al psicólogo hoy en día, hasta Gwyneth Paltrow” y ella responde “¿Y cuál es su problema, que se gusta demasiado a sí misma?”. Años antes de que Paltrow se reinventase como gurú del wellness, con su empresa de estilo de vida Goop, ya transmitía esas vibraciones de creerse mejor que los demás. Hasta la historia de amor con Martin era mejor que cualquiera de las tuyas: tras la muerte de su padre, el productor Bruce Paltrow, la actriz solo encontró consuelo en la música de Coldplay. Así que Chris Martin compuso ‘Fix You’ para ella.

El público admira la fama siempre y cuando parezca accidental. Y aquel tercer álbum, ‘X&Y’, demostró que ya no había nada accidental en Coldplay: sus emociones inmensas y sus melodías grandiosas estaban concebidas para ser consumidas en estadios. El primer corte del álbum evocaba las notas de ‘Así habló Zaratustra’ de Richard Strauss. La intimidad de los dos primeros discos dio paso a una grandilocuencia universal (las letras de Martin suelen plantear tristezas abstractas con las que cualquiera pueda sentirse identificado) o, dicho de otro modo, optaron por continuar el camino de ‘Clocks’ en vez de por el de ‘Politik’. El primer single, ‘Speed of Sound’, era virtualmente la misma canción que ‘Clocks’, mientras que ‘Fix You’ estaba destinada a acompañar momentos dramáticos en series americanas (tal y como hizo, por ejemplo, con la muerte de Caleb en The OC). ¿Qué exactamente hay que arreglar en ‘Fix You’? Martin no concreta, sino que prefiere detallar el sufrimiento.

‘X&Y’ marcó el comienzo de Martin cantando más en segunda persona que en primera: sus canciones renunciaban a sonar autobiográficas para sonar universales. En ‘Talk’, cantaba “¿Estás solo o incompleto? Te sientes como un puzzle que no encuentra la pieza que le falta (…) ¿Hay alguien ahí fuera que esté perdido y sufriendo también?”. Pitchfork llegó a describir su música como “Agresivamente banal”.

Hay artistas que reaccionan al éxito sorpresa recluyéndose en sonidos menos comerciales (Alanis Morissette, Lorde, M.I.A., Arcade Fire), pero Coldplay hizo exactamente lo contrario: vendieron millones de copias de sus dos primeros álbumes sin pretenderlo pero, a partir del tercero, se propusieron vender todavía más. A partir de entonces la mayoría de sus canciones han sonado como si estuvieran pensadas para un anuncio de televisión. Y han dado con una alquimia que parece reconfortar a gran parte de la humanidad, gracias a lo que Alexis Petridis definió en The Guardian como “la habilidad infalible de Martin para componer melodías que resultan extrañamente familiares desde la primera escucha”. En una ocasión Thom Yorke, el cantante de Radiohead, definió el sonido de Coldplay como “música de estilo de vida”.

Lo que más irritaba a los críticos y a los melómanos es que, al despojar al rock de su pátina de “autenticidad” y “rebeldía”, Coldplay había diluido la fórmula para quedarse solo con la parte del rock que daba dinero: las giras de estadios. Suenan en todas las emisoras de radio, en todos los hilos musicales y en el Spotify de todos tus familiares. “Han alcanzado una popularidad masiva con su potente mezcla de encanto adorable, composiciones serviciales e inocuidad” afirmaba la crítica que Joe Tangari publicó de ‘X&Y’ en Pitchfork, “su evidente deseo de ser todas las cosas para todas las personas no ayuda, están construidos para la escucha fácil. Quizá sea inútil odiarlos, pero se han convertido en la banda del planeta hacia la que sentir indiferencia es más fácil”.

Ante el lanzamiento de ‘X&Y’ el New York Times publicó un editorial titulado “El caso contra Coldplay”, en el que el crítico musical del periódico Jon Pareles la definía como “la banda más insufrible de la década”. De sus composiciones, decía que tenían “melodías tan imponentes como la arquitectura romana, sólida y simétrica”. Criticaba que Martin compusiese en tonos más altos que su rango natural para sonar más frágil, lo cual le obligaba a saltar de su voz de tenor al falsete con lo que describía como “el tic más irritante de Coldplay”: un sonido a medio camino entre el yodel y el hipo. “A diferencia de Radiohead” concluía Pareles, “Coldplay no tienen ningún interés en ser oblicuos o mordaces”.

La crítica a menudo ha responsabilizado a Coldplay de haber castrado el rock

Las comparaciones con la banda de Thom Yorke atormentaron a Coldplay durante años. El crítico musical Andy Gill, en su artículo para el Independent “Por qué odio a Coldplay”, describió que su música “suena a Radiohead pero con todos los aspectos punzantes, difíciles e interesantes cocidos y eliminados; el resultado tiene la consistencia de una espinaca marchita”. La crítica a menudo ha responsabilizado a Coldplay de haber castrado el rock. Gill lamentó que su actitud “desarraigada de comida sana y leche de soja está firmemente estrangulando la vida del rock & roll” y señalaba directamente al gobierno de Tony Blair: “El Blairismo eliminó todo componente ideológico del pop moderno vaciándolo de su ímpetu político en favor de iniciativas solidarias menos problemáticas para los famosos”. “No somos tan buenos musicalmente como Radiohead” se defendió Chris Martin en 2011, “Pero somos mucho más atractivos”.

Martin es tan poco cool que cuando Rolling Stone lo sacó en portada en 2008 el titular fue “The Jesus of Uncool”. El periodista musical Jon O’Brien considera que “Coldplay y, en menor medida, Travis abrieron las compuertas para aquellos músicos que no se identificaban con la mentalidad de la estrella del rock”.

Martin tuvo una infancia feliz. Su padre era contable, su madre profesora de música. No bebe, no fuma, no se droga y perdió la virginidad a los 19 años. Su primera relación sentimental fue con Gwyneth Paltrow. El propio Martin reconoció en 2008 “No somos guays y nunca lo seremos”. En un artículo del New Yorker titulado ‘Por qué no me gusta Coldplay’, Sasha Frere-Jones enumeraba los motivos de su aversión. Uno de ellos era “El mismo por el cual no usas Facebook desde que tu madre se abrió una cuenta”.

En aquella entrevista de Rolling Stone, el cantante defendió que rebelarse ya no es tomar cocaína y llevar ropa de cuero. “El espíritu del rock & roll es la libertad. Es seguir tus creencias y que no te importe lo que dicen los demás. No importa que no moles tanto como los Ramones. Nunca vas a molar tanto como los Ramones. Sé que nos van a ridiculizar o que pareceremos estúpidos, pero mientras creamos en lo que hacemos no vamos a disculparnos por ello”. Chris Martin parece atrapado en la tensión entre empeñarse en presentarse al mundo como un muchacho humilde, normal y corriente y ser amigo de Jay-Z y Beyoncé.

La imagen pública de Chris Martin sufre de lo que la ensayista Anne Helen Petersen bautizó como “El síndrome Anne Hathaway”: “Cuando lo haces todo bien y la sociedad te odia por ello”. “Con todo su talento, Chris Martin es un funcionario comiéndose su sándwich de queso en su cubículo” escribía Ryan Bassil, “Es el tío que conociste en una fiesta al que deberías borrar ya de Facebook pero no lo has hecho. Es tu profesor de teatro saludando con las dos manos. Hay algo tan común en él, tan prosaico, que si una persona genérica escribiera una canción y te la mandase por DM en un link de Soundcloud esa canción sonaría parecida a ‘Yellow’. Al elegir no disfrutar con la música de Chris Martin, estamos eligiendo aspirar a algo más alto, más duro y más alejado que la media”.

Resulta curioso que Martin lleve 20 años respondiendo a preguntas sobre el odio que despierta en una minoría en vez de sobre la popularidad que ostenta entre la mayoría. En 2011 él mismo comparó la música de Coldplay con “un buen sándwich”: sus respuestas suelen sonar tan repelentes que solo avivan las llamas de sus detractores. “Quizá tiene que ver con mi pelo. Quizá somos demasiado femeninos para el público masculino y demasiado masculinos para el público femenino. Pero nos sentimos bendecidos porque somos los mejores amigos y lo atravesamos todo juntos. Absorbemos la energía de la gente que nos odia y la convertimos en algo positivo. Es como en ‘Regreso al futuro’, cuando convierten la basura en una máquina del tiempo”. Esa es otra costumbre de Martin: utilizar la referencia más mainstream posible para cualquier metáfora. Para anunciar que ‘A Head Full of Dreams‘ sería el último álbum de la banda, lo comparó con ‘Harry Potter y las reliquias de la muerte’.

Martin es la versión musical, famosa y millonaria del captador de la ONG que se te acerca y te dice “¡Perdona! Se te ha caído… una sonrisa”. Cuando actúa, recorre el escenario dando saltitos con entusiasmo. Cuando Coldplay ganó el Grammy a la Mejor grabación del año por ‘Viva la Vida’ en 2009, lo recogieron vestidos como los Beatles en la portada de «Sgt. Pepper’s». La noche que murió Tom Petty, cantó en su concierto ‘Free Fallin’ a dúo con James Corden. A mitad de la canción, Martin miró al cielo y dijo “Gracias, Tom”.

“Coldplay son una pandilla de mariquitas masturbadores” sentenció el cantante de Sex Pistols Johnny Rotten, “Compadezco a los pobres desgraciados que tienen que verlos”. Liam Gallagher dijo que no parecían estrellas del rock sino profesores de geografía. Y más educado fue David Bowie, quien cuando la banda le envió una canción para colaborar respondió: “No es un tema muy bueno, ¿no?”.

Cuando se anunció el retraso del lanzamiento de ‘X&Y’, las acciones de su discográfica bajaron un 17%. Chris Martin siempre se ha manifestado contra el sistema corporativista y ha abogado por el comercio justo (a menudo actúa con un símbolo = pintado en la mano y pide a los asistentes a sus conciertos, en varias ocasiones, que donen dinero a la Cruz Roja), pero a la vez hay pocos artistas que operen tan dentro del sistema como él. En 2008 Coldplay firmó un contrato exclusivo con Apple para promocionar ‘Viva la Vida’. Y surtió efecto: es el disco más vendido de la década en formato digital.

Aquella canción inscribiría a Coldplay en piedra como la banda más grande del siglo XXI. Por un lado, porque vivimos en un mundo en el que percepción es realidad y ‘Viva la Vida or Death and All His Friends’ suena a título de gran disco. Por otro, la canción trascendió inmediatamente como un himno no solo del rock, sino como un himno a secas. Se corea en bodas, en verbenas y, sobre todo (gracias a la parte que se presta a cantar “Loroloro”), en partidos de fútbol. ‘Viva la Vida’ trascendió en la civilización tan rápido que alcanzó la categoría de ‘We Are The Champions’ en cuestión de semanas. La épica de sus cuerdas y de su letra, con referencias a campanas de Jerusalén y a la caballería romana, resultaba irresistible para los seres humanos en general y para los que se saben de memoria el discurso de Gladiator (“Mi nombre es Máximo Décimo Meridio, etc”) en particular.

“Las letras de ‘Viva la Vida’ suenan como si un profesor de inglés le hubiera pedido a un niño que escribiese un poema sobre las Olimpiadas”, criticó Jacob Shelton. El verdadero talento de Coldplay es localizar el mínimo común denominador y elevarlo a la máxima potencia musical. “Hace falta una comprensión especial de lo que mueve al espíritu humano para acumular dos horas de canciones capaces de levantar un estadio entero. Coldplay tiene esa clase de repertorio”, admiraba Chris Deville. O como preguntaba John Harris en un editorial de The Guardian de 2015, “¿Cómo puede algo tan banal ser tan poderoso?”.

“Abordan problemas y situaciones sin definir”, analizaba Ryan Bassil en su artículo para Vice de 2016 ‘¿Por qué odiamos a Coldplay?’, “Destacan sentimientos, en vez de ideas, dejando que el oyente coloque su propio contexto en las canciones. Son un ejemplo de que la música no siempre tiene que hacer preguntas o desafiar al oyente. A veces basta con que le afecte”.

Durante los 2000 solo parecía haber dos tipos de música en la radio: R&B y Coldplay

Los hits que despachó ‘Mylo Xyloto’ (‘Every Teardrop is a Waterfall’, ‘Paradise’ y ‘Princess of China’), un disco que fue número 1 en 34 países, confirmaron el salto de Coldplay al pop. Para cuando se atrevieron con el EDM ya estaban por encima de los géneros. Su influencia en la música comercial es inabarcable y durante los 2000 solo parecía haber dos tipos de música en la radio: R&B y Coldplay. Coldplay caminó, corrió y voló para que grupos como Snow Patrol, Keane, The Fray, One Republic (cuyo líder, Ryan Tedder, está además detrás de hits de Beyoncé, Adele, Taylor Swift o Ariana Grande) o Maroon 5 (con su falsete y su sensibilidad, la única ambición de Adam Levine parece ser la versión pornográfica de Chris Martin) pudieran, cuanto menos, aletear. Drake, Frank Ocean y David Guetta han sampleado a Coldplay. El éxito de solistas como James Blunt o Ed Sheeran parece una consecuencia directa del cataclismo comercial que supuso Coldplay. Muse, ese fenómeno atípico que llena estadios sin tener hits en el mainstream, consiguió su mayor éxito con la muy Coldplay ‘Starlight’. La mitad de las canciones ganadoras de Eurovisión (‘Heroes’, ‘Arcade’) evocan la ampulosidad sentimental de Coldplay. Incluso U2, la banda que en teoría más influyó a Coldplay, ha acabado sonando como Coldplay. Si da la sensación de que Coldplay satura y está en todas partes es porque, incluso cuando ellos no están, su sonido sigue sonando en todas partes.

En 2015 se anunció que Coldplay protagonizaría el show del intermedio de la Super Bowl y el clamor de protestas en redes sociales llevó a la NFL a añadir a Beyoncé y Bruno Mars. En el show, Martin trató de compensar sus limitaciones vocales con su energía de niño que ha bebido demasiada Fanta, pero la irrupción de Mars y Beyoncé electrificaron el escenario con semejante voltaje que cuando al final Martin reaparecía el público casi se había olvidado de él. Las estrellas invitadas sirvieron para que Chris Martin, quizá el hombre más blanco del planeta, pareciese aún más blanco. Al final de la actuación, en uno de los momentos más Coldplay de toda la trayectoria de Coldplay, Martin dijo “Quien quiera que seas, estés donde estés, estamos juntos en esto” mientras la grada formaba el mensaje “Cree en el amor”. ¿Suena bien? Suena estupendamente. ¿Significa algo? En absoluto. Muchos detractores opinan lo mismo sobre su música.

¿Lo que más odias de Coldplay es que en realidad te gustan?

“El show del intermedio de la Super Bowl marcó la designación oficial de Coldplay como el saco de boxeo de la cultura pop”, exageraba Nylon. No ayuda a rebatir esa percepción que los detractores de Coldplay se manifiesten con vehemencia mientras que sus partidarios (que son la inmensa mayoría de la población) no es que se partan la cara por defenderlos. La universalidad genérica de sus canciones y de su carácter hace que a casi todo el mundo le guste Coldplay, pero también hace que a casi nadie le apasione Coldplay. De ser “esa banda indie que le gusta a la gente a la que no le gusta el indie” han pasado a ser, en cierto modo, “la banda favorita de la gente a la que no le gusta la música”. O como concluía el periodista Nico Lang en su análisis de la Super Bowl, “Cuando tú y tu abuela mováis la cabeza a la vez escuchando ‘Yellow’, tendrás que admitir que lo que más odias de Coldplay es que en realidad te gustan”.

En 2014 Martin y Paltrow se separaron, pero se aseguraron de que sintieras que también se separaban mejor que tú al llamarlo “desparejamiento sensato”. Aunque a muchos les sorprendió el matrimonio entre Martin y Paltrow, con el tiempo las canciones de Coldplay se han ido acercando a la autoayuda de realismo mágico neoliberal de Goop que responsabiliza al individuo, y no al sistema, de todos sus éxitos y fracasos (“Solo tienes que creer en ti misma y lo conseguirás”): ‘A Sky Full of Stars’, ‘Adventure of a Lifetime’, ‘A Head Full of Dreams’ o ‘Hymn for the Weekend’, la canción favorita de la gente que dice “juernes”. De colaborar con Brian Eno, legendario productor que supervisó el sonido de ‘Viva la Vida or Death and All His Friends’ y ‘Mylo Xyloto’, pasaron a colaborar con Aviici o los Chainsmokers. De regodearse en su tristeza han pasado a regodearse en su felicidad, con un mensaje positivista que, una vez más, conquista a la masa pero irrita a los más cínicos. Porque Coldplay es en muchos sentidos el mejor test de Rorschach del pop: tu opinión sobre ellos dice más sobre ti que sobre su música. Coldplay es la forma más inmediata de expresar tu posición respecto a la cultura: ¿Deseas diferenciarte de la masa o prefieres integrarte en ella?

Coldplay es en muchos sentidos el mejor test de Rorschach del pop

“Sus himnos están diseñados aerodinámicamente para elevarse y reverberar a través de los estadios de todo el mundo” celebraba Paul de Revere en Pitchfork, “Para que los canten al unísono tanto angloparlantes nativos como personas que tienen el inglés como segunda lengua. En una era en la que la monocultura está muriendo, ¿qué podría ser más preciado?”. Coldplay han puesto banda sonora al planeta durante las primeras dos décadas del siglo XXI: lo acompañaron en su transición de lo analógico a lo digital, del rock al pop, de la melancolía emo de principios de los 2000 a la positividad eufórica de Instagram. Representaron la globalización al incorporar sonidos de Afropop, música japonesa y r&b. Como dijo John Mayer, “En cuanto a su identidad, Coldplay ha encontrado la forma de ser de todas partes”.

Pero por encima de todo, el implacable triunfo de Coldplay simboliza el triunfo del sistema, al demostrar hasta qué punto las emociones pueden empaquetarse y manufactuarse para venderse como un producto de consumo. “Coldplay son amados, despreciados, ubicuos y tolerados. Igual que el estatus quo para el que hacen música” escribía Sonia Saraiya en AvClub, “Llegaron en el molde de Radiohead, R.E.M. y U2, pero sin sus aristas artísticas, su lírica o sus inclinaciones políticas. Han ganado una fortuna gracias a la no-intención. Coldplay, especialmente después de ‘X&Y’, son más un sonido que una banda. Un adjetivo, más que un nombre. Coldplay es un grupo de hombres cuyo negocio es hacer que Coldplay siga sonando como Coldplay. Su talento es saber exactamente cuánto debe durar un pasaje instrumental para alcanzar el máximo efecto emocional. Su sentido del ritmo no tiene precedentes: gran parte del éxito de Coldplay es atribuible a su habilidad para decidir cuándo tiene que entrar la batería”.

Para desgracia de sus detractores, desde que anunciaron que ‘A Head Full of Dreams’ sería su último disco han hecho dos más. ‘Everyday Life’, una vuelta al rock que pasó casi desapercibida, y ahora vuelven con ‘Music of the Spheres’. Y por lo visto ser la banda más famosa del planeta se les queda pequeño, porque estrenaron su primer single, ‘Higher Power’, en la Estación Espacial Internacional. En una conversación por vídeo con su inquilino, el astronauta francés Thomas Pesquet, Martin le dijo “Como ahora no podemos tocar para nadie en la Tierra, hemos pensado que tocaremos solo para ti”. En ‘Higher Power’ han colaborado por primera vez con el mayor fabricante de hits del siglo XXI, Max Martin (Britney, Backstreet Boys, Katy Perry). Porque los chicos de Coldplay nunca tendrán suficiente éxito, ni suficiente fama, ni suficiente dinero. Se estima que la fortuna del bajista, Guy Berryman, es 100 millones de euros. Y ni siquiera se plantean que eso resulte irritante. Quizá eso sea lo más irritante de todo.

Juan Sanguino es autor de dos libros, ‘Cómo hemos cambiado‘ y ‘Generación Titanic‘, a la venta en la tienda de JENESAISPOP. Gastos de envío gratis a partir de 30 euros con el código YOAPOYOALAPRENSAMUSICAL

Muere María Mendiola de Baccara, uno de los grupos españoles más internacionales

10

María Mendiola, mitad de la formación más icónica de Baccara, ha fallecido hoy 11 de septiembre a los 69 años, rodeada de sus familiares.

Baccara lograron una gran repercusión internacional en los años 70 con su primer single ‘Yes Sir, I Can Boogie’, no limitándose a España, sino llegando a otros países europeos. Ambas captaron la atención de un directivo de RCA Alemania durante una actuación en Fuerteventura y así lograron la confianza de la división internacional. ‘Yes Sir, I Can Boogie’ llegó a ser número 1 en Reino Unido, Holanda, Finlandia y la Alemania Occidental, entre muchos otros, en España quedando en el número 2. Luego, ‘Sorry I’m a Lady’ llegó también al top 10 en Reino Unido y al número 1 en Alemania y Holanda. En España quedó en el top 5. Su álbum ‘Baccara’ también llegó al puesto 26 en Reino Unido, como puedes comprobar en la web Official Charts.

En 1978 acudieron a Eurovisión por Luxemburgo, quedando en 7º lugar con ‘Parlez-vous français?’. Los 3 temas habían sido escritos por el alemán Frank Dostal, fallecido en 2017, junto a Rolf Soja.

En 1981 el dúo se disolvió a causa de varios problemas legales, y tanto María como su compañera Mayte Mateos continuaron utilizando el nombre de Baccara. En el caso de María, como New Baccara, llegaron a tener cierto éxito con el tema ‘Call Me Up’ (top 23 en 1987). Después, pasaron también a llamarse Baccara, nombre que Mayte había continuado utilizando junto a decenas de compañeras diferentes desde 1983. La última compañera de María, Cristina Sevilla, es quien la despide hoy en Instagram.




Planningtorock celebra su matrimonio en ‘Gay Dreams Do Come True’

5

Entre las canciones que nos descubría nuestro compañero Raúl Guillén en su playlist «Flores en el estiércol», destaca ‘Gay Dreams Do Come True’, posiblemente la canción más deliberadamente petarda -para bien- que hemos escuchado este verano.

Planningtorock, a quien recordarás por discos tan importantes para el colectivo LGTB+ como ‘All Love’s Legal‘, donde se contenía su himno ‘Let’s Talk About Gender Baby’, es ahora mismo noticia por formar parte de ‘Dawn of Chromatica‘, el interesantísimo álbum de remezclas sobre el último disco de Lady Gaga. Suya es una de las mejores remezclas por mucho que su revisión de ‘1000 Doves’ sea exactamente la pista menos escuchada del disco. Nos da igual, mientras siga manteniéndose en sus trece, como hace en este ‘Gay Dreams Do Come True’ que es nuestra «Canción del Día» hoy.

‘Gay Dreams Do Come True’ tiene mayor nivel de color y descaro que Culture Club y Dead or Alive juntos. En una de sus líneas dice que su «corazón salta» y su «culo arde». Las estrofas tienen cierta cadencia ’Smalltown Boy’ de Bronski Beat, porque si Ed Sheeran puede, ¿por qué no el resto?, mientras el estribillo opta por unas cuerdas disco más explosivas. Aunque para explosión, la subida de medio tono final, del tipo Eurovisión.

Según informaba Paper, que estrenaba este vídeo hace unas semanas, el tema celebra el matrimonio de Planningtorock con su mujer Riinu en la embajada británica porque el matrimonio homosexual no es legal en su país de residencia, Estonia. «De verdad quería celebrar y compartir la felicidad que siento ahora mismo con mi pequeña y mujer Riinu», decía.

Planningtorock indica que hacer este vídeo ha sido «una absoluta risa de principio a fin», inspirándose en clásicos como ‘Pump Up the Jam’ y ‘Groove Is In the Heart’. Al agradecer a sus marcas colaboradoras, ha dicho que se siente como un «príncipe no binario». Planningtorock ha publicado otro tema nuevo esta semana bajo el nombre de ‘Girl You’ve Got My Heart‘, parte del EP que sacará el 29 de octubre.

Lo mejor del mes:

Liars / The Apple Drop

Ya hace cinco años que Angus Andrew se ha quedado definitivamente solo al frente de Liars. Esta soledad fue especialmente palpable en sus dos anteriores referencias, ‘TFCF’ (2018) y ‘Titles With the Word Fountain’, en las que Andrew se vistió de novia abandonada y nos brindó todo un arsenal de electrónica esquinada y experimental. Dos discos difíciles que parecían dejarle al borde del abismo. Ahora en ‘The Apple Drop’ Angus Andrew emerge cual espeleólogo barbudo que busca la salida a la caverna en la que se ha metido. La oscuridad no le ha abandonado, por eso. Pero se ha hecho, de alguna manera, más soportable.

‘The Apple Drop’ es el disco de Liars más accesible en bastante tiempo. Junto al ajuar, Andrew ha abandonado la espiral de aislamiento y ha pasado a una música más convencional. A eso le ha ayudado construir el disco con la colaboración de los músicos Laurence Pike (batería de jazz de vanguardia), Cameron Deyell y la letrista Mary Pearson Andrew. Aunque no sean oficialmente miembros de la banda, han actuado como el puntal desde el que Angus ha perpetrado su nuevo viraje de sonido. Ahora Andrew se ha situado entre el post-rock, el math rock y la música cinematográfica; sonoridades mucho más clásicas que se traducen en canciones de recia factura, tan pegadizas como densas, con el justo toque de incomodidad marca de la casa.

En ‘The Apple Drop’ el sonido es diáfano y aun así suena sucio, gracias a una batería muy física, muy en primer plano, unas guitarras post rockeras y la voz retadora de Andrew. Ya ‘The Start’ es densa pero melódica, lo suficientemente sexy, lo suficientemente oscura. Navegando entre coros apocalípticos y baterías estruendosas, Andrew resulta amenazante bajo su aparente desidia. Se muestra mucho más Nick Cave en ‘Slow and Turn Inward’, donde las cuerdas tormentosas y los coros pavorosos saturan una pieza de rock blues narcótico y lynchiano. Regresa a la electrónica terrorífica en ‘Sekwar’, en la que los vientos, debidamente deformados, marcan el ritmo de manera obsesionante con el recitado de Angus; un terror que vira en desesperación en el giro final del tema. En ‘Big Appetite’ los riffs, los “for you!” que grita Angus y las subidas y bajadas de intensidad no pueden ser más manidas dentro del subgénero… Ni más efectivas.

Hay algún resbalón. ‘Star Search’ a pesar de sus aires iniciales de ambient chungo, patina cuando se convierte en una farsa a lo music hall, coro de borrachos incluidos. Pero Andrew recupera el pulso en, precisamente, ‘My Pulse to Ponder’, una descarga de psychobilly con bien de trombones distorsionados y redobles maníacos, que le otorgan un embriagador ambiente de BSO. O ‘Leisure War’, un pedazo de synth pop que se erige en la pieza más ligera (y bailable) del disco. El tramo final lastra un poco un conjunto al ofrecer cortes de post rock un tanto genéricos. Pero el resto de ‘The Apple Drop’ confirma que Angus Andrew sigue aireando sus demonios para construir su particular banda sonora del Apocalipsis.

ABBA logran su 20º top 10 en UK, pero no con el single que esperaban

31

ABBA, y no Drake, producen la gran sorpresa de las listas británicas esta semana. El grupo ha logrado, con una media de 74 años y sin featurings, un top 10 en Reino Unido. Es el 20º para su cuenta y el primero desde que la sobresaliente ‘One of Us’ alcanzara el número 3 en diciembre de 1981, es decir, en casi 40 años, los que llevan retirados. Prueba de que el regreso de ABBA nos ha emocionado.

La noticia es que no lo han logrado con ‘I Still Have Faith In You‘, la primera de las canciones que estrenaron en directo el pasado jueves y la que ha sido sugerida para todas las playlists de novedades de los viernes. Pese a que esta canción ha llegado a tener una audiencia potencial mucho mayor al aparecer en más playlists y mejor posicionada (41 millones de oyentes potenciales frente a 31 millones, según SpotOnTrack), está siendo ‘Don’t Shut Me Down’, más animada, la que está conquistando a la audiencia. Así, ‘Don’t Shut Me Down’ es número 9 en Reino Unido tras el equivalente a 26.111 copias durante la primera semana, y ‘I Still Have Faith In You’ queda en el puesto 14 con 23.325 unidades, un éxito también.

La británica Official Charts Company recalca que «ni que decir tiene que ningún otro grupo o artista había vuelto al top 10 después de casi 40 años». Además, ambas canciones han llegado al top 5 en Alemania, y al número 1 y número 2 en Suecia. En su país de origen, ‘Don’t Shut Me Down’ es el primer número 1 de ABBA desde 1978.

En España, por el contrario, no se espera ninguna entrada de ABBA en el top 100, al haber sido un puesto 167 lo mejor que se ha visto en Spotify España, y para ‘I Still Have Faith In You’. Por aquí, seguimos entregadísimos al reggaetón, sin demasiada presencia de pop anglosajón en listas.

Charli XCX logra su 6º top 1 en JNSP; entran ABBA, CHVRCHES, Kanye West, Tokischa con Rosalía…

6

Charli XCX es el nuevo número 1 de JENESAISPOP con su single ‘Good Ones’, ese que nos dejaba con ganas de más (¿igual esa es su gracia?). En cualquier caso, es el 6º top 1 para la artista en la cima de nuestra humilde lista tras ‘Boom Clap’, ‘Break the Rules’, ‘Boys’, ‘Breaking Up’ y ‘SuperLove’.

La segunda entrada más fuerte es la de ABBA, seguida también en el top 10 por CHVRCHES, Kim Petras y Tokischa con Rosalía. Al top 20 entran Sigrid, Kanye West y Yola.

Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Top Ant. Peak Sem. Canción Artista
1 1 1 Good Ones Charli XCX Vota
2 2 2 2 Hot N Heavy Jessie Ware Vota
3 5 3 2 I am not a woman, I’m a god Halsey Vota
4 4 1 I Still Have Faith In You ABBA Vota
5 7 5 2 justified Kacey Musgraves Vota
6 6 1 Good Girls CHVRCHES Vota
7 7 1 Future Starts Now Kim Petras Vota
8 8 8 2 brutal Olivia Rodrigo Vota
9 9 1 Linda Tokischa, Rosalía Vota
10 1 1 3 Mood Ring Lorde Vota
11 6 1 5 Take My Breath The Weeknd Vota
12 3 2 4 Happier than Ever Billie Eilish Vota
13 13 1 Burning Bridges Sigrid Vota
14 4 4 3 Runaway Horses The Killers, Phoebe Bridgers Vota
15 10 10 2 You Can Do It Caribou Vota
16 16 1 Jail Kanye West Vota
17 17 1 Dancing Away in Tears Yola Vota
18 9 4 7 Say What You Will James Blake Vota
19 11 1 7 Don’t Go Yet Camila Cabello Vota
20 12 5 4 Bouncin Tinashe Vota
21 26 2 17 Please Jessie Ware Vota
22 22 22 2 In My Arms Disclosure Vota
23 13 2 7 INDUSTRY BABY Lil Nas X, Jack Harlow Vota
24 20 2 14 How Not to Drown CHVRCHES, Robert Smith Vota
25 17 14 7 Living Proof The War on Drugs Vota
26 21 1 9 NDA Billie Eilish Vota
27 27 15 5 Sex on the Beach Iggy Azalea, Sophia Scott Vota
28 30 28 2 Little Deer Spellling Vota
29 37 29 2 Quiet On Set Remi Wolf Vota
30 18 18 3 More Low Vota
31 28 2 14 Love Again Dua Lipa Vota
32 25 20 4 Little Things Big Thief Vota
33 31 1 49 Levitating Dua Lipa Vota
34 33 7 4 Yate C. Tangana Vota
35 14 14 2 The First Day Villagers Vota
36 16 2 8 Don’t Wait Up Shakira Vota
37 29 1 19 berlin U5 Zahara Vota
38 23 8 6 Pond House Saint Etienne Vota
39 15 1 13 Solar Power Lorde Vota
40 19 4 8 Cure for Me AURORA Vota
Candidatos Canción Artista
I Love You, I Hate You Little Simz Vota
Arcadia Lana del Rey Vota
Angel Baby Troye Sivan Vota
Via Torino Cabiria Vota
Silk Chiffon MUNA, Phoebe Bridgers Vota
Boomerang Yebba Vota
A veces ORTIGA Vota
Passion PinkPantheress Vota
Renegade Big Red Machine, Taylor Swift Vota
Way 2 Sexy Drake, Future, Young Thug Vota

Vota por todas las canciones que te gusten

Ver resultados

Cargando ... Cargando ...

Drake deja a Iron Maiden sin top 1 de álbumes en UK, pero no puede con Ed Sheeran en singles

16

‘Certified Lover Boy’, lo nuevo de Drake, va a conseguir el número 1 en algunos territorios clave como Estados Unidos, donde va a rondar las 600.000 unidades vendidas en una sola semana. Esta tarde también se ha anunciado que el álbum es top 1 en Australia y Holanda. En otros territorios, sin embargo, se le ha escapado: en Suecia se ha quedado con el top 2, y en Alemania llega al número 3 (su mejor dato allí, eso sí).

La noticia en cambio viene de Reino Unido: parecía muy claro que ‘Senjutsu’, lo nuevo de Iron Maiden, sería el nuevo número 1 en las islas tras vender 29.000 copias el fin de semana, por 21.000 de Drake. El top 1 para Iron Maiden parecía pan comido cuando en las «midweeks» del miércoles figuraban ya con 37.000 unidades solo dentro de las islas, pero no.

El streaming ha hecho su trabajo para Drake durante miércoles y jueves, y finalmente ‘Certified Lover Boy’ es el nuevo número 1 en Reino Unido. La victoria tipo «photo-finish» es para Drake, con 45.651 copias, por 44.473 de Iron Maiden.

En singles, en cambio, Drake no ha podido con el dominio absoluto desde hace casi 3 meses de ‘Bad Habits’ de Ed Sheeran. ‘Girls Want Girls’ queda en el puesto 2 con 65.000 unidades, por 69.500 de ‘Bad Habits’, y Drake sitúa 2 canciones más (las máximas que permiten las normas británicas) en el top 100: ‘Fair Trade’ en el número 3, y ‘Champagne Poetry’ en el puesto 5.

Kacey Musgraves no ha hecho el típico disco post-divorcio

14

Kacey Musgraves publica hoy su esperado nuevo disco, ‘star-crossed’, el primero desde que ‘Golden Hour’ se hiciera con el Grammy a Álbum del año en la edición de 2019. ‘Golden Hour‘ y ‘star-crossed’ representan dos caras de la misma moneda: si el primero narraba la felicidad del matrimonio entre Kacey y Ruston Kelly, el segundo trata su divorcio. En el primer tema, Kacey se pregunta si los dos «no habrán volado demasiado cerca del sol solo para terminar quemados», una referencia directa a esa «puesta de sol» llena de calidez y serenidad que planteaba el disco anterior.

La hermandad entre ambos álbumes se nota en varios sentidos, y no solo porque la frase «golden hour» aparezca literalmente mencionada en una de las pistas. Melódicamente, ‘star-crossed’ vuelve a ser un disco agridulce pero sereno y relajado, sin grandes pasiones ni dramas de por medio en el que la música country más tradicional (el pilar de los dos primeros discos de Kacey, ‘Same Trailer Different Park’ y ‘Pageant Material’) tiene poco peso. En su lugar encontramos una colección de canciones de pop-folk que admiten una mayor presencia de los sintetizadores en determinadas pistas.

‘star-crossed’ es un disco más oscuro que ‘Golden Hour’, pero no es el típico disco oscuro post-divorcio motivado por la amargura y el llanto. Más bien se desarrolla desde la aceptación, lo cual a su vez permite a Kacey explorar diferentes sonidos con los que transmitir este mensaje. Hay ecos latinos en ‘star-crossed’ y el disco se cierra con una versión experimental de ‘Gracias a la vida’ de Violeta Parra; otros más bien trip-hop en ‘if it was a movie…’, destellos de Dido en ‘easier said’, de Natalie Imbruglia en ‘what doesn’t kill me’… mientras la producción aún parece estar en una nube. La concesión disco llega de la mano de ‘there is a light’, mucho más clásica y 70s que la de ‘High Horse’.

¿Cómo está recibiendo el público el nuevo disco de Kacey Musgraves? La sensación general es que ‘Golden Hour’ era mejor, pero que ‘star-crossed’ es un digno sucesor. En nuestros foros, WilhemScream opina: «He escuchado el disco entero una sola vez por ahora.. evidentemente no tiene el tono de Golden Hour, para empezar canta en un tono más bajo, apagado en algunos momentos, a tono con la temática del disco.. El disco no es largo, pero se me ha hecho algo largo. Tendré que darle más tiempo». No obstante, AdriEv añade: «Hay un par que igual no eran del todo necesarias pero ya sólo por lo precioso que suena todo merece la pena.Y there is a life es locurón».

En los foros anglosajones el álbum está despertando mucho más entusiasmo. Se destaca el carácter «reflexivo» del disco y su espíritu relajado, así como el «montón de nuevas ideas» que añade la producción a unas canciones que parten de lo presentado en ‘Golden Hour’ para presentar algo, a su vez, distinto. Para algunos es un trabajo «maravilloso» que irá directo a las listas de lo mejor del año pero, para otros, se pasa de «ligero» hasta el punto de no contener picos claros como los contenía el disco anterior. Pronto, crítica en el site.

De Queen a Pete Tong: Malta enfoca su turismo este otoño hacia la cultura musical

9

Malta, uno de los pocos países del mundo con más población totalmente vacunada que España, por encima del 80%, basará gran parte de su campaña turística de este otoño en la música pop. El que es uno de nuestros países favoritos en Europa por su mezcla de culturas latina, árabe y británica, también deja notar su proximidad con Italia en su excelente gastronomía.

Como en otras ocasiones, el país de Chiara enfocará gran parte de su estrategia publicitaria de turismo en la cultura en general y la música en particular a través de varios conciertos agendados en Malta que tendrán lugar durante los próximos meses, entre ellos un concierto que aúna pop y música clásica, y otro más relacionado con la electrónica.

El 24 de septiembre se celebra un concierto de la BBC Concert Orchestra bajo el nombre de ‘It’s a Kind of Magic – The Queen Story’. En él, una orquesta de 60 músicos interpretará éxitos de Aretha Franklin, John Lennon y Led Zepellin y muchos otros, con la presentación de Tony Hadley de Spandau Ballet, y la voz de Tony Vincent del musical de Queen ‘We Will Rock You’. Se interpretarán de hecho ‘Somebody To Love’, ‘Don’t Stop Me Now’, ‘We Are the Champions’, ‘Bohemian Rhapsody’ y más temas de la que fue la banda de Freddie Mercury. Las entradas para este evento están disponibles aquí.

Por otro lado, el 28 de septiembre, Pete Tong realizará también un concierto con la Heritage Orchestra (HER_O) dirigida por Jules Buckley, en el que reimaginará parte de su repertorio en ‘Classic House’, ‘Ibiza Classics’ y ‘Chilled Classics’. Las entradas para el show de Pete Tong también están a la venta.

Aunque más conciertos se anunciarán en breve de cara a los próximos meses, ya hay otros anunciados y, antes de todo esto, este mismo 17 de septiembre, será el turno de Mala Rocks Concert, un show al aire libre en el que actuarán artistas como Destiny, este año representante del Festival de Eurovisión, junto a varios artistas locales. Todos los shows se adaptarán a las medidas anti-covid.

Afrika Bambaataa, acusado de traficar sexualmente con un menor de 1991 a 1995

2

Afrika Bambaataa, el influyente productor de hip-hop que marcó un antes y un después en el género gracias a las seminales producciones salpicadas de electro que publicó durante los años 80, como ‘Planet Rock’, ha sido acusado de abuso y tráfico de menores por un individuo anónimo que asegura que Lance Taylor (el verdadero nombre de Afrika Bambaataa) abusó sexualmente de él y traficó sexualmente con él entre los años 1991 a 1995, cuando el hombre tenía 12 años y Taylor 33 ó 34.

Según la denuncia, Taylor «abusó sexualmente» de «John Doe» (con este nombre genérico firma el denunciante la demanda) en el apartamento del músico en el Bronx, llegando a «tocar sus partes privadas de manera inapropiada» y a «animarle a ver vídeos pornográficos» con él que «progresaron a prácticas de masturbación mutua y sodomía». Más adelante, «John Doe» explica que acabó «siendo víctima de tráfico sexual cuando Bambaataa empezó a llevarle a otros lugares donde ofrecía a otros hombres adultos tener sexo con él».

El denunciante asegura que las acciones de Taylor le provocaron «lesiones físicas, angustia emocional severa y permanente, depresión y vergüenza», consecuencias por las cuales le ha sido imposible «mantener un solo trabajo». Demanda al músico por asalto, agresiones y negligencia emocional.

Esta no es la primera acusación similar a la que se enfrenta Afrika Bambaataa. En 2016, el activista y político del Bronx Ronald Savage declaró que había sido abusado sexualmente por Taylor en los 80, cuando tenía 15 años. El músico negó las acusaciones.