Inicio Blog Página 1003

C. Tangana dice que se pasa el apropiacionismo «por el forro de los cojones», y Andrea Levy le defiende

15

C. Tangana ha concedido una entrevista a El País que este medio ha situado en su portada este fin de semana y no ha dejado indiferente a nadie. En ella habla sobre apropiacionismo, no a raíz de la polémica con Rosalía, con quien cantó ‘Antes de morirme’, sino a colación de ‘Mala mujer’ como bolero. Pregunta el entrevistador si a causa de que esta canción es un bolero actualizado y en el vídeo aparece con «bigotito caribeño y camisa hawaiana», no teme las críticas por apropiacionismo cultural. Y C. Tangana no se corta un pelo al respecto: «Está muy feo decirlo pero tenía que llegar en algún momento: me paso el apropiacionismo cultural por el forro de los cojones. Porque yo no soy heredero de mi cultura, lo que hizo mi padre me suda los huevos. Yo soy yo, yo no quería nacer en España y no tengo por qué reivindicar España. Todo es de todos y si hay alguien que está haciendo dinero usando lo que otros hacen, brother, eso es el capitalismo».

Sin embargo, solo tiene palabras de elogio al hablar sobre la calidad de la música española, cuando le preguntan por las diferencias entre la escena nacional y la americana: «España es increíble por calidad, variedad y originalidad. En todo el mundo, no hay nadie que en español esté haciendo lo que está haciendo Bad Gyal, Yvng Beef, Dellafuente o yo. Es así. Yo me voy a Miami y me dicen: «tú suenas distinto». A lo mejor hay que salir de las fronteras para darse cuenta, pero tú ves a Bad Bunny, Arcangel, J Balvin, Ozuna y todo es más o menos uniforme. En España ves a los chavales como locos por hacer algo nuevo y estar al día».

La entrevista, titulada nada menos que «Yo no quería nacer en España», ha gustado a Andrea Levy, la política del PP conocida por su apego al underground. Además de meterse en una polémica con Yung Beef que ha terminado muy mal, ha elogiado la sinceridad de C. Tangana en esta entrevista: «Tangana es honesto. Sabe lo que quiere y sabe lo que hace. Y habla con gran generosidad sobre sus compañeros artistas. Interesante entrevista».

Sr. Chinarro anuncia ‘Asunción’ en su vuelta a Mushroom Pillow

1

Sr. Chinarro ha anunciado nuevo álbum, ‘Asunción’. Sale el 6 de abril a través de Mushroom Pillow, sello en el que Antonio Luque ha publicado la mayoría de sus discos a excepción de los últimos dos, con el objeto de experimentar con la auto-edición y con otras discográficas, en su caso con El Segell del Primavera.

Luque explica así su vuelta a Mushroom Pillow: “Esto no lo había hecho nadie, salir y entrar. Solo por eso merecía la pena. Ser pionero en algo. En serio, la autoedición de «Perspectiva caballera» fue todo lo bien que podía esperarse, y la experiencia de la licencia con El Segell del disco anterior, «El progreso«, aún mejor. Eran maniobras que quería probar. Ahora toca volver donde están todos los discos de Sr.Chinarro, entre los que ya no veo tan claras las fronteras que antes ponía en «El fuego amigo» o en «La primera ópera envasada al vacío». Me apetece reivindicarlos todos, y en ningún sitio mejor que donde pueden volver a trabajar esas grabaciones, además de esta nueva, «Asunción». Nos conocemos y sabemos cómo podemos hacerlo: BIEN”.

El primer avance de ‘Asunción’ es una canción luminosa y pop en la línea de unos Real Estate más rockeros. La canción menciona tsunamis y catástrofes y habla de “meteoritos [que] no son siempre bonitos” para realizar lo que parece una autorreflexión sobre la necesidad de superación: “no me quejo, no sé, no veo solución, ¿cuál será mi misión?, no es por viejo, comprendo que no basta el confort, quiero hacerlo mejor”.

‘Asunción’:

1. Supersticiones
2. Las pruebas
3. Quiero hacerlo mejor
4. Hasta la saciedad
5. Angel azul
6. De piedra
7. Las trompetas del apocalipsis
8. No soy para ti
9. Mi utopía
10. Por vanidad

Yung Beef / ADROMICFMS 4

18

“Cada vez que saco mi mixtape / tol mundo se pone triste”. En una interesante entrevista con Ernesto Castro, Yung Beef contaba cómo de pequeño le decían que no tenía voz, ni físico ni, en definitiva, capacidad para hacer música. A pesar de todos los temas que lleva publicados, muchos probablemente sigan pensando que no hace música y, en general, que el trap no es música. Les preguntaría que, si él no tiene capacidad para hacer música, cómo es posible que haya gente que con algunas de sus canciones llega a llorar o, al menos, a recibir un mazazo emocional curioso, como él mismo referencia en esa frase de ‘Rosas Azules‘– incluida junto a otras ¡16! canciones en este ‘ADROMICFMS 4‘, de cuya producción se encargan Steve Lean y Lowlight, pero también Los del control, Kiid Favelas, 808 Mafia o PD Beats.

Reproducían mis compañeros el otro día unas palabras de Iñaki Domínguez donde decía que el trap tiene éxito entre los chicos de clase media-alta por su “deseo de sentir el guetto por las venas sin mancharse las manos de sangre”. En otras palabras, que disponen del capital para irse a Las Vegas (USA) si quisieran, y hacen como que están luchando por sobrevivir en Las Vegas de Las 3000. Hay también muchos análisis sesudos sobre lo que significa Yung Beef y lo que significa nacer en ciertos barrios escritos por gente que jamás ha pisado uno. Pero, aunque todo ese sector de público existe, se queda pequeño para explicar el éxito de Fernando Gálvez o el éxito de su último trabajo (porque lo va a tener). Y es que hay en él temas 100% lo-que-entendemos-por-trap, donde el granadino demuestra su dominio en la construcción de ambientes opresivos, como ’33’, ‘Shooting X Provation’ (“what you know about, tú no has traficao / tú no tienes clout, tú eres un rapper de Soundcloud”) o ‘CBR’, pero, sobre todo, lo que hay en él son vísceras.

Desde la ‘Intro’ con ese fantástico instrumental, ese espacio para su madre y ese “me da igual que robes / me da igual que vendas / pero por tu mama el alma no la vendas”, a la mencionada ‘Rosas Azules’, donde el trabajo de Lean en la producción potencia su mezcla de nostalgia y desengaño (“tu culo con él / tu mente con quién (…) ¿to esto de qué ha servío? / damn no tendríamos que habernos conocío”), pasando por ‘Cold Turkey X Te Dejé Caer’. Effy Stonem (sí) es la encargada de presentar este último, un estupendo corte doble con versos como “cuanto más te odio más te necesito / yo al menos admito que soy un adicto” y cuyo minuto final te transmite sensaciones parecidas a las que comenté que transmitía el minuto final de –no me matéis– ‘The Louvre’.

PXXR GVNG fueron el primer guantazo del trap a la escena española, y hay quien dice que el mérito de Yung Beef está en haber abierto el camino para gente como Kinder Malo, Cecilio G, Pimp Flaco, MON DVY o Hwoarang, pero que él ya quedó atrás, que ahora la escena la dominan otros.

Ya solo con las canciones mencionadas antes, ‘ADROMICFMS 4’ responde a eso “no tienes tú fe ni na”, y además nos ofrece curiosidades como ‘Rosalía‘, un homenaje a la catalana, guitarra eléctrica distorsionada mediante. Si te paras a pensar, este tema no es tan ida de olla como parece: con sus muchísimas diferencias, no veo tan lejanas la oscuridad de la que nos hablaba Rosalía y la oscuridad de muchas letras de Yung Beef (“lo que siento con tus curvas / es demasiado intenso / solo veo gente muriendo” dice en ‘Brazy’, por citar otro ejemplo)… o la oscuridad de otra chica que también habla con la muerte como Rosalía. No es ‘Rosalía’ la única curiosidad, por ejemplo tenemos un sample de ‘I’m in here’ de Sia mientras canta “cuando pienso en ti se muere un ángel en el cielo” en la preciosa ‘EFFY’, que si queda como bonus track desde luego no es por su calidad. Más samples: el ritmo de ‘I won’t hold you back’ de Toto, que sienta genial a la letra de ‘Lonely’. Otra curiosidad es la sensual ‘Infierno’, una incursión en el reggaeton de la que el autor de ‘Kowloon Mixtape‘ sale también victorioso.

Personalmente me interesa más cuando Fernando se abre en canal que en los momentos de vacile –cuestión de gustos, porque me consta que hay muchos a los que le pasa lo contrario–. Pero, sin duda, es una suerte que él no se ciña a una de esas facetas para contentar al público, sino que siga expresando lo que va sintiendo, a veces un lado, a veces el otro, a veces los dos. Porque su verdad es su punto fuerte: cualquiera puede soltar cuatro frases sobre meterse de todo y sobre metérsela a todos, cualquiera puede escribir tres versos ñoños; en cambio, lo que sale de su boca sigue sonando real. ‘ADROMICFMS 4’ solo confirma que Yung Beef es un artista. Una frase ésta que, no me cabe duda, provocará la risa en más de uno… pero me da que, dentro de unos años, las risas se volverán en su contra por no haber pensado que lo era.

Yung Beef presenta ‘ADROMICFMS 4’ el próximo 10 de febrero en Caprichos de Apolo, en Barcelona.

Calificación: 8,1/10
Lo mejor: ‘Rosas Azules’, ‘Cold Turkey X Te Dejé Caer’, ‘Me perdí en Madrid’, ‘Intro’, ‘Brazy’, ‘EFFY’, ‘Infierno’
Te gustará: si alguna vez volviendo a casa has tenido tu mente como ‘Me perdí en Madrid’, pero también si alguna vez te han dolido hasta las tripas de la tristeza y rabia como ‘Rosas Azules’; si puedes escuchar el ‘Monster’ de Kanye e inmediatamente después el ‘Ultraviolence’ de Lana; y si piensas que ser valiente no es abrir cabezas, sino abrirte en dos a ti mismo.
Escúchalo en: Spotify

Porches contesta a las críticas por su imagen queer “impostada”

7

Porches es protagonista de una entrevista en OUT Magazine en la que habla sobre su arte y su nuevo disco, ‘The House‘. La entrevista, sin embargo, está siendo criticada en redes sociales por haber encuadrado a Aaron Maine dentro de la comunidad “queer”, con la excusa de que tiene fans en esta comunidad y que suele pintarse las uñas y llevar ropa de mujer, cuando él es heterosexual. Principalmente, se critica que el artículo haya reducido la identidad “queer” a unas meras decisiones estéticas como las mencionadas, y varias personas han asumido tras la lectura del artículo que Maine concuerda con esa descripción (presente en el mismo titular), tachando su imagen “queer” de “impostada” y al cantante de usarla como “anzuelo” (se usa el término “queer baiting”) para ganar fans dentro de esta comunidad y obtener beneficio económico.

Maine ha explicado su posición al respecto en los “stories” de Instagram, apuntando que en ningún momento de su charla con OUT Magazine se habló de su relación con la comunidad “queer”, y mostrando su sorpresa ante un titular que le ha planteado como posible icono “queer” sin que él conociera esta intención por parte de la revista. Maine ha explicado que le interesa la identidad “queer” pero “sobre todo, la performance, y Porches para mí ha sido una plataforma con la que explorar quién soy”. Continúa: “Duele que se diga que me hago el “queer” para ganar dinero. ¿Tener relaciones exclusivamente con mujeres me hace no “queer”? ¿Significa esto que cuando me pinto las uñas o me pongo sombra de ojos me estoy apropiando de la cultura “queer”? Hago estas cosas porque me hacen sentir hermoso, y lo he hecho desde que era un niño por la misma razón”.

Por su parte, OUT Magazine ha actualizado su artículo añadiendo un prefacio en el que pide disculpas por el modo en que ha planteado la imagen de Porches ante sus lectores,“editorializando sus palabras y adjudicándole una identidad queer tanto en el texto como en el titular de la entrevista, sin dejar que él hable por sí mismo. El artículo ha insinuado de manera errónea que la identidad queer puede ser reducida a un “disfraz”, y esto ha dado lugar a un editorial sesgado, problemático y dañino que ha tergiversado la historia de la entrevista y ha hecho flaco favor al sujeto entrevistado y a nuestros lectores”.

La canción del día: Natalia Lafourcade visibiliza la soledad en la tercera edad con ‘Alma mía’

4

Esta semana la mexicana Natalia Lafourcade edita ‘Musas, Un Homenaje Al Folclore Latinoamericano En Manos De Los Macorinos, Vol. 2’, la segunda parte del disco que el año pasado publicó y que reúne, como este, composiciones propias inspiradas en clásicos de la canción latinoamericana y algunas versiones de esos mismos clásicos. La acompañan en ese viaje Los Macorinos, dúo de guitarristas y cantantes que fueron los últimos músicos de acompañamiento de la gran Chavela Vargas antes de su retirada de los escenarios.

Hace unas semanas destacábamos ‘Danza de gardenias’, una de esas canciones escritas por ella que nos maravilló. Y hoy volvemos a caer en el hechizo de otro de los temas de este nuevo álbum, si bien en esta ocasión se trata de una versión. Hablamos de ‘Alma mía’, una composición original de María Grever, una autora mexicana de principios del siglo XX que logró hacerse un hueco como escritora de boleros en un mundo hasta entonces dominado por hombres. Vivió la mitad de su vida en Nueva York y compuso bandas sonoras y canciones para Hollywood, por eso muchas de sus canciones fueron adaptadas al inglés e interpretadas por Dean Martin, Barry Manilow, Ray Conniff, Enrico Caruso, Aretha Franklin o Dinah Washington (su versionadísima ‘What a Difference a Day Made’, adaptación de ‘Cuando vuelva a tu lado’).

Este ‘Alma mía’ de Lafourcade es una interpretación sencilla y sentida, apenas con las guitarras de Los Macorinos y sus voces como susurradas al oído, sin adornos excesivos, ofreciendo cercanía y calidez. Consiguen así que la composición brille por encima de todo, música que aún consigue emocionar aunque pertenezca a un tiempo muy distinto a este. Precisamente el vídeo oficial de esta canción parece un homenaje a las personas que vivieron aquellos tiempos y, pese a las vicisitudes, logran despertar recuerdos con esta música. Natalia y Los Macorinos acudieron a una residencia de ancianos e interpretaron el tema ante sus habitantes: su manera de unirse al canto, sus expresiones de emoción y nostalgia al escucharlo son una auténtica joya, tanto como el testimonio sobre la soledad que una de esas mujeres ofrece al inicio del clip.

Y ahora viene la gran sorpresa que JENESAISPOP, Live Nation y CDMX, patrocinador de la gira europea de Natalia Lafourcade, os ofrecemos: regalamos 2 entradas dobles, incluido un meet & greet con la artista, para los conciertos que ofrece la próxima semana en Barcelona (día 15, sala Apolo) y Madrid (día 16, sala La Riviera) –que, ojo, están sold out desde hace días–. Todo lo que tenéis que hacer es responder de la manera más original posible a la pregunta “¿Por qué quieres conocer a Natalia Lafourcade?” y enviárnoslo a la dirección jenesaispop@gmail.com indicando datos personales y la ciudad en la que prefieres acudir. No serán válidos otras formas de participación.

David Bowie sabía que iba a morir en enero de 2016 desde los 70

9

David Bowie falleció en enero de 2016 a causa del cáncer, una noticia que conmocionó al mundo, ya que era desconocido que Bowie sufriera tal enfermedad. Pero parece que no fue una sorpresa del todo para el propio Bowie, quien ya sabía que iba a morir en enero de 2016. Al menos, según su tecladista Mike Garson.

Garson publica en mayo una versión actualizada de su biografía de 2015 ‘Piano Man: The Life Of Mike Garson’, en la que revela historias antes inéditas de Bowie, entre ellas que el músico visitó a un vidente en los 70 que le reveló cuándo moriría. Ha contado a Billboard: “El vidente le dijo que iba a morir exactamente cuando murió. Hay muchos videntes que están zumbados, pero este era real. David lo sabía y no lo dudó ni un segundo. Me contó lo que el vidente le había transmitido con certeza, lo aceptó y planeó su futuro en base a eso. Tenía 30 o 40 años para planear su vida”.

Esto “explicaría” en parte por qué Bowie dedicó su último disco a su propia muerte, llegando a realizar un videoclip para ‘Lazarus’ en el que aparecía en el lecho. La canción contenía una frase que a la postre resultaba premonitoria: “Look up here, I’m in heaven / I’ve got scars that can’t be seen”.

Shirley Manson de Garbage y Fiona Apple cantan juntas contra el presidente de los Grammys

6

Shirley Manson, cantante de Garbage, ha actuado este fin de semana en el festival Girlschool de Los Ángeles, dedicado a las mujeres, personas que se identifican con el sexo femenino y también a personas no-binarias. Manson ha formado parte de un cartel que también ha contado con la presencia de Carrie Brownstein (Sleater-Kinney), Amber Coffman, Kristin Kontrol, Jay Som y Desi Mo, entre otras.

Pero Manson no actuó sola: durante un punto de su concierto, invitó al escenario a nada menos que Fiona Apple. Ambas interpretaron ‘You Don’t Own Me’, el himno feminista de Lesley Gore, y se lo dedicaron a Neil Portnow, presidente de los Grammys, muy criticado en los últimos días por sus palabras sobre la ausencia de mujeres entre las nominaciones de los premios (según él, no trabajan lo suficiente y necesitan “currárselo más” para aspirar a ganar más estatuillas).

Es más, para su actuación, Apple vistió una camiseta blanca con el texto escrito encima “Kneel, Portnow”, un juego de palabras con el nombre de Neil Portnow y el verbo “kneel” (arrodillarse). Ante dos grandes talentos como los de Manson y Apple, ante los que se “arrodillaría” cualquiera, para tomarse en serio al presidente de los Grammys…

Justin Timberlake sí homenajea a Prince en su entretenido intermedio de la Super Bowl

104

Justin Timberlake ha iniciado la campaña promocional de ‘Man of the Woods’, su nuevo disco, a lo grande, actuando en el intermedio de la Super Bowl (antes, P!nk ha cantado el himno nacional). Es la tercera vez que Timberlake actúa en el “halftime show”: la primera fue con *N SYNC y de la segunda nos acordamos todos.

Timberlake, como Gaga el año pasado, ha actuado solo, sin colaboradores invitados, y ha realizado un homenaje a Prince aprovechando que el evento deportivo se ha celebrado en Minnesota. No, no ha habido holograma de Prince, pero sí una proyección de él cantado ‘I Would Die 4 U’ expuesta en una enorme tela. Timberlake ha cantado la canción junto a él, al piano.

El resto del “show”, claro, ha sido más animado. Ha primado el baile en un intermedio muy entretenido en el que han sonado ‘Filthy’, ‘Rock Your Body’, ‘Señorita’, ‘Sexyback’, ‘My Love’, ‘Cry Me a River’, ‘Suit & Tie’, ‘Mirrors’, ‘Until the End of Time’, la mencionada ‘I Would Die 4 U’ y finalmente ‘CAN’T STOP THE FEELING!’, alternando escenario con coreografías realizadas en césped y alternando también “playback” con voz en directo. También ha habido espacio para un intrincado “dance break” entre canción y canción, en el que Timberlake ha demostrado de nuevo su gran fluidez.

P!nk canta el himno nacional en la Super Bowl

33

Antes de que Justin Timberlake despliegue su arsenal de éxitos en el intermedio de la Super Bowl, P!nk ha sido la encargada de cantar el himno nacional de Estados Unidos en el inicio del evento deportivo, que, como la actuación de Lady Gaga en 2016 -al contrario que, por ejemplo, la de Whitney Houston-, ha sido completamente en directo.

La actuación de P!nk, que como requería la canción, ha sido en suelo, no desde un rascacielos como su interpretación de ‘Beautiful Trauma’ en los American Music Awards, ha generado algún que otro titular debido a un curioso gesto de la cantante previo al inicio de la canción. Las cámaras han pillado a P!nk mascando lo que parecía chicle (la artista ha explicado que era una “pastilla para la garganta”) y sacándoselo de su boca para lanzarlo al césped. Después, P!nk ha realizado una asombrosa interpretación del llamado ‘The Star Spangled Banner’, si bien vocalmente se la ha notado forzada en algunos momentos.

P!nk se suma a una larga lista de artistas destacados que han cantado el himno nacional en la Super Bowl, sucediendo a Luke Bryan, y además añade un nuevo hito a su carrera profesional, en plenísima forma tras el lanzamiento de su último disco, ‘Beautiful Trauma‘, que pese a salir en el último cuatrimestre de 2017, se convertía en uno de los discos más vendidos del año.

“Yo he venido de mi casa”… Almaia a Eurovisión

6

Todos los «Yo he venido de mi casa», aquí.
Oli + Glu son la ilustradora Oli, líder de Axolotes Mexicanos, y el músico Gonzalo R. Checa.

Kiesza baila en torno a un descomunal culturista en el clip de la sorprendente ‘Mother’

9

Desde que en 2014 publicara su debut ‘Sound of a Woman’, impulsado por el hitazo ‘Hideaway’, Kiesza reactivó su carrera en 2017 con pasos poco firmes, publicando singles en solitario como la funky ‘Dearly Beloved’ o con distintos productores de desigual renombre como Bakermat (‘Don’t Want You Back’ es de las pocas canciones suyas que han despuntado desde aquella) o SKYGGE (‘Hello Shadow’), sin conseguir destacar especialmente con ninguno de ellos. Este fin de semana ha reaparecido con otro que, al menos, sí resulta llamativo en varios aspectos.

Se trata de ‘Mother’, un tema junto al productor neoyorquino Chris Malinchak, del que hablábamos años atrás por su trabajo junto a MNEK. Y es que, aunque podría ubicarse por su producción eurobeat en los ecos noventeros que tanto éxito le dieron con su megaéxito, estamos ante una canción que, aunque parece que es una composición original, parece uno de aquellos himnos con aspiración escapista que los esclavos afroamericanos cantaban en los latifundios del hombre blanco, origen del blues, el jazz y casi toda la música negra contemporánea.

El caso es que la canción es bastante curiosa y adictiva, y su lanzamiento ha sido reforzado por un vídeo oficial a la altura. Cuenta Kiesza a la revista Paper que en él quisieron unir dos pasiones de ambos artistas: la suya por la danza y la de el DJ por el culturismo. Así que contaron con Kai Green, uno de los profesionales de ese deporte más conocidos gracias a sus vídeos motivacionales. Sin apenas iluminación, la pieza muestra el insólito baile de ambos, con el fuerte contraste de la piel lechosa y el menudo cuerpo de la cantante, con la piel negra de la descomunal, casi monstruosa, figura de él. Quizá no sea un éxito, pero al menos en esta ocasión Kiesza ha sabido llamar la atención, no cabe duda.

La canción del día: King Tuff estremece con ‘The Other’, una canción sobre tocar fondo

0

Quizá nadie lo había advertido como algo anómalo, pero King Tuff, llevaba desde el año 2014 alejado de la música. Desde 2006, Kyle Thomas, –que es su nombre real– compaginaba ese proyecto de glam rock garajero underground onda Black Lips con otros –como el grupo de noise pop Happy Birthday– hasta que, tras un par de discos en pequeños sellos, Sub Pop le fichó en 2012. Con ellos publicó ‘King Tuff’ (2012) y ‘Black Moon Spell’ (2014), logrando buenas críticas y una buena base de fans. Sin embargo, desde entonces no había vuelto a publicar absolutamente nada, hasta que esta semana ha lanzado una nueva canción, ‘The Other’, muy alejada del estilo que le caracterizaba.

‘The Other’ es una canción sorprendentemente reposada, construida sobre teclados ensoñadores y melancólicos, con algunos arpegios de guitarra que nos hacen recordar la pequeña grandeza del maldito FM Cornog y su proyecto East River Pipe –quizá la “culpa” es de su deleite por la baja fidelidad–. Un tema que evita la típica estructura estrofa-estribillo, haciendo una estructura cerrada de cada verso, que termina con el gancho “looking for The Other” y con un riff de teclado más guitarra haciendo las veces de gancho.

Músicalmente supone un viraje drástico en la carrera de King Tuff, pero donde más impacta ‘The Other’ es en el plano lírico. Nada más comenzar, Thomas canta líneas tan duras como “sin agenda, sin plan maestro, sin fechas importantes / sin razones por las que estar vivo que pueda destacar / excepto por un pequeño detalle, como una campana lejana / que me sigue llamando, como un olvidado y perdido amante / así que despego mis hombros hacia abajo para ir a buscar Lo Otro” o «pensé que era el final, pero entonces volví a pensar / y entonces fue cuando tomé la mano de Lo Otro». Pero… ¿Qué es «Lo Otro»?

Y es que Kyle Thomas, en un ejercicio de honestidad poco común en la cultura, revela que este lapso de cuatro años no se ha debido a otra cosa que un bache creativo que, para un músico, lo es también personal. En un sentido escrito en su Facebook, King Tuff se sincera: “es una canción sobre tocar fondo. Nunca supe lo que quería hacer en adelante, pero seguía teniendo esta desazón –este sentimiento– de que podría estar haciendo algo distinto… y simplemente perseguí esa posibilidad. Para mí, de eso va la composición y el arte, en general. Persigues algo, hay algo que te llama y tú intentas alcanzarlo. ‘The Other’ (“Lo Otro”) es básicamente el lugar de donde vienen las canciones, es la palabra oculta, es el misterio. Es la mano invisible que te guía cuando estás creando algo. Es lo que tuve que redescubrir (…) para volver a hacer música de una forma que sintiera honesta y buena”.

Un acosador de Lana del Rey es detenido por planear su secuestro durante un concierto

5

Según informan hoy diversos medios, un hombre fue detenido el viernes por la noche en la ciudad de Orlando, Florida, cuando se disponía a acceder a un concierto de Lana del Rey en esta ciudad. La policía de dicha capital del sureste norteamericano ha comunicado en Twitter que el sujeto ha sido arrestado “tras recibir indicios sobre un posible intento de secuestro” por su parte hacia la artista.

La Policía de Orlando dio por creíbles los indicios que apuntaban a que un individuo llamado Michael Hunt, de 43 años, era una amenaza para la cantante. Cuando fue detenido, llevaba entradas para acceder al evento y un cuchillo de unos 8 centímetros, si bien en ningún momento llegó a tener contacto alguno con Elizabeth Grant.

Según Pitchfork, el individuo detenido llevaba algunos días enviando mensajes confusos pero amenazantes hacia Lana del Rey en Facebook, con vídeos en los que –según el Orlando Sentinel– decía “quiero ver a mi reina el viernes y, desde ese momento en adelante, nuestras decisiones serán una sola”. En otros estados decía que Grant conocía su cara a través de sus sueños y que planeaba terminar el tour con ella. Delirante y espeluznante.

No es la primera vez que la autora de ‘Born to Die’ tiene que enfrentarse a amenazas de este tipo: hace un par de años logró una orden de alejamiento contra dos fans que la acosaban y amenazaban, además de sufrir el asalto de su casa por parte de un hombre de 19 años.

Tune-Yards / I can feel you creep into my private life

1

Tune-Yards investigan en su cuarto álbum ‘I can feel you creep into my private life’ la problemática del privilegio blanco en Estados Unidos desde un punto de vista personal, indagando en verdades sobre su propio racismo aprendido y tratando de reconciliarse con su privilegio y su pasado “colonizador” (Merill Garbus ha utilizado elementos de la música de Haití o ritmos africanos en su música).

Durante la composición del disco, Garbus atendió un curso sobre racismo en Oakland con el objetivo de “aprender sobre mi experiencia como persona blanca en el ámbito de la justicia racial”, y esa etapa ha inspirado un largo tan incómodo de escuchar como ha sido para Garbus asumir su parte de culpa en la protección de ese privilegio. El conjunto del álbum, que incorpora influencias del art punk, el lo-fi o la música dub, presenta una atmósfera gris, sucia e incómoda para hablar de temas como la vergüenza blanca (‘Look at Your Hands’), el auto-engaño (‘Honesty’) o el patriarcado (‘Hammer’), y el grupo es capaz de dar con canciones tan decididas como ‘Heart Attack’ y ‘ABC 123’, la sugerente ‘Coast to Coast’ o la pegadiza ‘Private Life’.

Aunque el objetivo de Tune-Yards con este nuevo trabajo ha sido incomodar ante todo, el ahora dúo no se quita de entregar una serie de canciones tan monótonas y desenfocadas como ‘Home’, ‘Who Are You’ o ‘Free’, de las cuales abundan en un disco en el que ni siquiera el single principal, ‘Look at Your Hands’, una aproximación bastante mediocre al sonido de los 80, destaca demasiado ni es representativo del resto del largo. En “creep”, el electro-punk con un elemento tribal de ‘Colonizer’ campa a sus anchas… o más bien divaga, porque el disco pierde el norte en torno a esa pista, hacia la mitad.

Calificación: 6,9/10
Lo mejor: ‘Heart Attack’, ‘ABC 123’, ‘Coast to Coast’, ‘Private Life’
Te gustará si te gusta: Psapp, Yeasayer, Chairlift, Django Django, Animal Collective, Dirty Projectors…
Escúchalo: Spotify

Justin Timberlake asegura que no habrá holograma de Prince en su show de la Superbowl

7

Esta noche se celebran la final de la Superbowl, uno de los eventos deportivos más seguidos en todo el mundo… por la fiesta y mercadotecnia que se genera alrededor. Su intermedio, por cuyos anuncios se pagan cantidades astronómicas y los creativos publicitarios pugnan por llamar la atención, es también uno de los eventos musicales más importantes del año en Estados Unidos. Tras ver en pasadas ediciones a Lady Gaga, Katy Perry o Madonna, en esta ocasión será Justin Timberlake el artista que amenizará la espera entre el fin de la primera parte del partido de fútbol americano y la segunda.

Mucho se ha especulado sobre el contenido de esa actuación que, evidentemente, servirá al músico y actor para promocionar su recién estrenado nuevo álbum ‘Man of the Woods’. Muchos deseaban que saldara una deuda moral con Janet Jackson, tras haber sido él el que descubrió uno de sus pechos en la actuación de la cantante en este evento en 2004 –lo cual supuso muchas críticas para ella, pocas o ninguna para él–. Parece que no será así. También se había rumoreado con que congregara a sus compañeros de la boyband *NSYNC, pero parece que tampoco irán por ahí los tiros. Lo que parece seguro, si se concretan los últimos rumores, es que dará mucho que hablar.

Segun el tabloide TMZ, la actuación de Justin Timberlake podría incluir la aparición de Prince a través de un holograma, algo que se ha venido haciendo con otros artistas como Michael Jackson o 2Pac en alguna ocasión y que en este caso ya había insinuado anteriormente por la hermana del artista de Minneapolis. Paradójicamente, como señala the FADER, Prince se mostró totalmente contrario a este tipo de prácticas en una entrevista con Guitar World años atrás, porque lo consideraba “demoníaco”. “Las cosas son como son, y así deberían ser. (…) Si quisiera haber tocado con Duke Ellington, tendría que haber vivido en su misma época”, decía en 1998, criticando también el uso que se hizo de la voz de John Lennon para grabar ‘Free As a Bird’ de los Beatles. Algo que es refrendado hoy por su amiga y socia artística Sheila E. “Prince me dijo que no dejara que nadie hiciera un holograma de él. ¡No molaría nada que esto ocurriera!”, ha dicho en un tuit citando la noticia. En unas horas, saldremos de dudas sobre si Justin Timberlake se atreverá a vampirizar a uno de sus ídolos.

Actualización: en un tuit más reciente, la propia Sheila E. niega que finalmente vaya a aparecer Prince vía holograma en la actuación de Timberlake en la Superbowl. Y la fuente parece ser fiel, puesto que es el propio artista quien se lo ha confirmado: «Familia, he hablado con Justin esta noche y ha tenido sentidas palabras de respeto hacia Prince y los fans Púrpuras. Estoy deseando lo que estoy segura que será un espectacular show de intermedio. No hay holograma«.

El discurso de La Terremoto de Alcorcón contra el machismo y otros momentos virales de los Goya 2018

14

Como es ya tradición, la gala de los premios Goya se vive tanto en el auditorio de un hotel madrileño como en las redes sociales, especialmente en Twitter. En esta plataforma uno de los momentos más recurrentes de la gala de anoche fue el discurso que, en la recta final, ofreció Pepa Charro, la actriz también conocida por su faceta musical como La Terremoto de Alcorcón. Un discurso que ponía ese punto feminista que, aseguraba la Academia, tendría esta entrega de premios pese a que estaba gestada en un altísimo porcentaje por hombres.

Charro puso el dedo en la llaga al preguntar a Leiva si pensaba formar una familia, “que se te pasa el arroz”, o a Bardem “si planeaba quedarse embarazado” –cuestiones comunmente hechas a mujeres– y señalar que «de 135 nominados, 30 son mujeres. De esas 30, casi la mitad están nominadas como actrices. No hay mujeres en música, arte, animación, efectos, sonido,… Por el mero hecho de ser mujeres, no están ahí”. Más tarde, Isabel Coixet y su película, ‘La librería’, obtendrían los dos premios más codiciados de la noche, uno de ellos a manos de Carlos Saura que, ajeno a la reivindicación de la gala, celebró entregar el galardón al lado de Penélope Cruz, “esta chica tan guapa”. Qué significativo.

Otro de los momentos más comentados de la noche fue las varias veces que la voz en off que anunciaba los nominados balbuceaba unos sonidos que pretendían –o quizá no– decir ‘Estiu 1993’, una de las películas más nominadas de la noche –Carla Simón, su directora, obtuvo el premio a Mejor dirección novel. Aunque apenas se oyó hablar catalán en toda la noche, sí se habló, y mucho, euskera: ‘Handia’ ganó 10 meritorios Goyas y el equipo dio las gracias a sus amigos y allegados en su lengua natal, para probable estupor de algún político presente en la sala.

Obviamente, otro tema recurrente fue el muermazo de gala que presentaron con escaso éxito Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla, como señalaron muchos tuiteros. Ellos seguro que lo preveían y por eso llamaron al crítico más duro del país, Carlos Boyero para consultarle: “Es como el parto de un caballo, es bonito pero da mucho asco”, dijo. Qué fino estuvo, por esta vez. Quizá por eso fue tan celebrada celebrada la intervención de Paquita Salas, que muy apropiadamente entregó el Goya a actriz revelación, su terreno. Su descacharrante intervención culminó saliendo de escena y entregando una tarjeta a Bruna Cusí, la ganadora. Esa mujer ha devorado a Brays Efe.

‘Handia’ arrasa con 10 premios, pero ‘La librería’ e Isabel Coixet ganan en los Goya 2018

13

Handia’ y ‘La librería’ encabezaban las nominaciones de este año a los premios Goya 2018 con 13 y 12 nominaciones y fueron estas las grandes vencedoras de la noche. La estupenda película de Aitor Arregi y Jon Garaño arrasó con 10 premios (guión original, maquillaje, efectos especiales, dirección artística, dirección de producción, banda sonora, fotografía…), igualando a ‘La isla mínima’ y ‘Blancanieves’ en la tercera posición del ránking de películas con más galardones en la historia de los premios. Sin embargo fue el film de Isabel Coixet la que obtuvo los premios principales en los que se medía con esa película y ‘El autor’ de Manuel Martín Cuenca. ‘La librería’ fue elegida Mejor película e Isabel Coixet ganó tanto el premio a la mejor dirección como el de mejor guión adaptado.

El resto de premios fue mucho más repartido: Nathalie Poza alzó el Goya a Mejor actriz protagonista por ‘No sé decir adiós’; Javier Gutiérrez el de Mejor actor protagonista por ‘El autor’; los premios a la actriz y actor de reparto fueron respectivamente para Adelfa Calvo (‘El autor’) y David Verdaguer (‘Estiu 1993’), mientras que los premios revelación de interpretación fueron para Bruna Cusí (‘Verano 1993’) y Eneko Sagardoy (‘Handia’). El premio a la Mejor dirección novel fue para Carla Simón por ‘Verano 1993’ y ‘La llamada’, que optaba a 5 premios, solo obtuvo el Goya a la Mejor canción original por el tema principal de esta película, a cargo de Leiva. ‘Verónica‘ de Paco Plaza, otra de las grandes nominadas, no se fue de vacío por poco (Mejor sonido). La genial ‘Muchos hijos, un mono y un castillo‘ de Gustavo Salmerón se llevó el Goya a Mejor largometraje documental.

Los que confiábamos en que la elección como presentadores de la gala de los Goya 2018 a Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla implicaría que tendríamos una gala divertida, no podríamos haber estado más equivocados. Más bien al contrario, fue una gala torpe, aburrida y forzada, especialmente cuando –y nunca pensé escribir esto– Sevilla y Reyes aparecían en pantalla. Sí, lograron lo imposible: que echáramos de menos a Dani Rovira.

Finalmente, no ofrecieron un discurso tan subido de mala leche como el que Julián López dio en los Feroz, pero es que además sus bromas fueron previsibles y demasiado naíf, salpicadas con algún momento desconcertante (la vomitona sobre El Langui, algo sobre Maribel Verdú tomando Soberano, ambos sobándose la cara…) que no ayudó en nada. Menos mal que, en el delirio de tratar de hacer ver que no pasaba nada porque la gala –de teórica reivindicación feminista– estuviera creada casi en su totalidad por un equipo de hombres, Leticia Dolera respondió a Reyes con una buena colleja dialéctica: “os está quedando un campo de nabos feminista precioso”. Bravo.

Entre tanto dislate, hubo buenos momentos: especialmente, la entrega del premio a mejor actriz revelación a cargo de Paquita Salas (el actor Brays Efe), que además de repartir tarjetas de PS Management en las primeras filas (“las que interesan”), ofreció un consejo maravilloso a esas actrices: “el objetivo de esta profesión no es ganar premios, el objetivo es ganar dinero: haced pasapalabras”. También, la entrega del Goya de Honor a Marisa Paredes, espontánea y diva emocionada y emocionante. Y, por último, el discurso de Nora Navas, vicepresidenta de la Academia, lleno de pasión y que, además de atizar un buen bofetón -dialéctico, obviamente– al Ministro de Cultura por incumplir su palabra sobre la reduccción del IVA cultural, dio una lección demoledora con una sola frase: «Solo derrotando a la superioridad de género derrotaremos el monstruo de la violencia contra las mujeres».

Este es el palmarés completo:

MEJOR PELÍCULA
– La librería

MEJOR DIRECCIÓN
– Isabel Coixet, por La librería

Mejor dirección novel
– Carla Simón, por Verano 1993

Mejor actriz
– Nathalie Poza, por No sé decir adiós

Mejor actor
– Javier Gutiérrez, por El autor

Mejor actriz de reparto
– Adelfa Calvo, por El autor

Mejor actor de reparto
– David Verdaguer, por Verano 1993

Mejor actriz revelación
– Bruna Cusí, por Verano 1993

Mejor actor revelación
– Eneko Sagardoy, por Handia

Mejor guion original
– Aitor Arregi, Jon Garaño, Andoi De Carlos y Jose Mari Goenaga, por Handia

Mejor guión adaptado
– Isabel Coixet, por La librería

Mejor música original
– Pascal Gaigne, por Handía

Mejor canción original
– ‘La llamada’, de Leiva, por La llamada

Mejor dirección de producción
– Ander Sistiaga, por Handia

Mejor montaje
– Laurent Dufreche y Rául López, por Handía

Mejor dirección de fotografía
– Javier Agirre Erauso, por Handia

Mejor sonido
– Aitor Berenguer, Gabriel Gutiérrez y Nicolás de Poulpiquet, por Verónica

Mejor dirección artística
– Mikel Serrano, por Handia

Mejor diseño de vestuario
– Saioa Kara, por Handia

Mejor maquillaje y peluquería
– Ainhoa Eskisabel, Olga Cruz y Gorka Aguirre, por Handia

Mejores efectos especiales
– Jon Serrano y David Heras, por Handia

Mejor película europea
– The Square, de Ruben Östlund

Mejor película iberoamericana
– Una mujer fantástica, de Sebastián Leilo (Chile)

Mejor documental
– Muchos hijos, un mono y un castillo, de Gustavo Salmerón

Mejor película de animación
– Tadeo Jones 2: El secreto del rey Midas, de Enrique Gato y David Alonso

Mejor cortometraje de ficción
– Madre, de Rodrigo Sorogoyen

Mejor cortometraje documental
– Los desheredados, de Laura Ferrés

Mejor cortometraje de animación
– Woody & Woody, De Jaume Carrió

Leiva gana el Goya a la Mejor Canción Original por ‘La llamada’

2

Se había anunciado que durante la gala de los premios Goya 2018 habría una actuación del grupo Marlango. Lo que no imaginábamos es que esa “actuación”, en realidad, sería una entrega de un premio “musicada”. Es decir, en lugar de anunciar las nominaciones, Leonor Watling, cantando, y Alejandro Pelayo, al piano, fueron enlazando fragmentos de cada una de las canciones nominadas. Eran ‘Rap zona hostil’, de Enrique Baños y Fenyxxx para la película ‘Zona hostil’, ‘Algunas veces’ de José Luis Perales para ‘El autor’, ‘Feeling lonely on a Sunday afternoon’, de Alfonso de Vilallonga para ‘La librería’ y ‘La llamada’ de Leiva para ‘La llamada’.

Una auténtica sorpresa, bastante audaz, que, según explicó Watling al comenzar el número, fue una idea de la presidenta de la Academia Yvonne Blake, que no acudió a la gala por enfermedad. Tras el buen número musical –que, sí, incluyó parte del rap con bastante solvencia–, Watling anunció que el premio era para Leiva por ‘La llamada’. El ex-Pereza subió al escenario y agradeció el premio a Los Javis y a las 4 actrices protagonistas de la película, especialmente a Macarena García, que es su pareja. Este fue el único premio de la noche, de los 5 a los que optaba, que obtuvo esta película musical.

‘La llamada’ es el tema principal de ‘La llamada’, el debut cinematográfico de Javier Calvo y Javier Ambrossi, adaptación de una obra de teatro musical escrita por ellos mismos. Una canción que en su momento elegimos como nuestra Canción del día por la fuerza emotiva que tenía dentro del film, pero también porque es una composición redonda, de preciosos arreglos muy The Beatles, que sitúa a Leiva al nivel de un Andrés Calamaro.

¿Se atreverán los Goya con un discurso tan ácido como el de Julián López en los Feroz?

1

La reciente gala de los Premios Feroz 2018 llenó titulares, sobre todo, por el inspirador y sentido discurso de Javier Calvo, de Los Javis, al recoger el galardón que se entregó a ‘La llamada’ como mejor comedia. Y también por el incisivo discurso feminista de Leticia Dolera. Pasó algo más inadvertido el del presentador de la gala, Julián López (‘Fe de etarras’), un monólogo particularmente ácido –un poco a lo Ricky Gervais en los Globos de Oro– en el que el actor manchego –verbalizando un texto de sus guionistas, José A. Pérez Ledo y Diego San José– tocó el asunto de los abusos sexuales en la industria del cine (provocando un silencio visiblemente incómodo en las gradas), arremetió contra los productores españoles (“Esta noche tenemos a 21 productores que juntos suman 78 películas y 3 graduados escolares”), además de tocar la cuestión catalana, lanzar cruentas puyas a películas como ‘Verano 1993’, compañeros como Paz Vega y Maribel Verdú, además de a Borja Cobeaga y José Luis Perales.

Esta noche se celebra la gala de los premios Goya 2018 y la pregunta es inevitable: ¿se atreverá la Academia con un discurso así? La pregunta no es baladí, teniendo en cuenta que los presentadores de la gala son, precisamente, dos amigos del propio Julián López, compañeros de cientos de batallas creativas desde la era de ‘La Hora Chanante’: Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla. Sí, hay esperanza de, al menos, que sea una gala divertida… pero que ya está despertando también polémica.

Y es que la Academia de Cine ha anunciado a bombo y platillo que, sumándose a iniciativas como la campaña #metoo, este será “el año de las mujeres”. Desde algunos medios se ha apuntado la ironía de que se anuncie tal cosa cuando la gala la presentan dos hombres, que han escrito el guión con otros tres (Miguel Esteban –‘Museo Coconut’, ‘El Club de la Comedia’–, David Galán –‘Al final todos mueren’– y Raúl Díaz Rivas), produce un cuarto, Yousaf Bokhari y realiza un quinto, Luis Campoy. Algo que, con toda la razón, muchas mujeres han denunciado en Twitter, aunque también se ha matizado que la información no es completa: Cristina López (‘El Club de la Comedia’) es responsable de contenidos de la gala y, también, guionista. La gala, además, contará con una actuación especial de Marlango, proyecto musical en el que canta la actriz Leonor Watling. En todo caso, parece evidente que estaremos ante una entrega de premios que comienza en pocas horas y, de nuevo, dará mucho que hablar por algo más que de cine.

Rels B / Inéditos

3

“Me la suda Sony Music, me la suda Universal” suelta Rels B en el corte que abre este ‘Inéditos’, insistiendo varias veces (“no me vengas a buscar, estoy muy tranquilito así” en ‘Mr. Internacional’, por citar otro) en esta idea, y recomendando a quienes están empezando que aprendan sobre marketing si no quieren que les tomen el pelo en un contrato (no tan) estrella. Ya hablamos sobre esto en la reseña de ‘Boys Don’t Cry‘, pero volvemos a ello porque es parte del exitazo de Dani Vidal. Y es que sus seguidores respetan que, en un punto en que cualquier otro habría fichado ya por una multi, él siga en sus trece. “Tu rapero favorito está forrao (…) tú creyéndote que es pobre y que vive ajustao” dice en ‘Borracho en el salón‘; él, por su parte, presenta una imagen-que-no-es-solo-imagen, que no es fachada, y eso es una de las claves para que, por ejemplo, ‘Tienes el Don‘ tenga 20 millones de reproducciones en Youtube. Pero no es la única.

Rels B no es solo esa imagen distinta, sino también muchos aciertos a nivel musical, de los cuales en este trabajo podemos hallar alguno que otro: encontramos en ‘Skinnyflakkkkk‘ una de las veces en que mejor ha rapeado, en ‘Palm Tree’ un eficaz punto tropical, la mencionada ‘Tienes el Don’ exuda una sensualidad que nos recuerda a la que había en la estupenda ‘Vamos a Mirarnos’, y ‘Low Cost‘ resulta una personal aproximación al hartazgo de la clase joven obrera (¿y a la evasión que, por unos momentos, pueden proporcionarles el amor y la amistad?). Hay que destacar también la descripción de esa ‘Hood Girl‘; en la anterior reseña hablamos de un tono machista que asomaba a veces -aunque, como dice Ana Tijoux, “no es que el rap sea machista, es que el mundo lo es”- y lo cierto es que esta canción nos calla un poco la boca mientras cuenta la historia de una chica que está en control de la situación, que se hincha a currar para ayudar económicamente en casa, que puede llamar a Rels o a cualquier tío sin que eso signifique que le necesite, etc. De los mejores momentos a nivel lírico del álbum. Aunque, todo hay que decirlo, entre las canciones sigue habiendo alguna que otra cosa que echa patrás (“te voy a poner un piso en Nueva York / con dos chachas y una loca decorándote el salón”… tío, ¿en serio?).

A nivel producción, Itchy & Buco siguen detrás de los beats, y otras de las constantes de Rels B siguen aquí: están las referencias a la importancia de la familia y a la importancia de demostrarles tu cariño sin tener que sentir vergüenza alguna (“esos chavales tienen ambiciones que te cagas / ganar billetes, sacar de pobres a la mama / porque ella les puso comida, ropa y una cama” en ‘Don’t tell my mama’, “besos pa mi madre, besos pa mi abuela” en ‘Tienes el Don’, etc), sigue también desmarcándose de la etiqueta exclusiva de rapero al uso (“no soy súper rapero ni escribo en un cuaderno / escribo donde pillo porque si no, no me acuerdo”), y hay hasta un posible guiño a su fama de tipo respetuoso y amable en persona (Vice le llegó a poner el apodo de “chico bueno de la música urbana”): “me gusta que me digas que soy bueno / porque me sube el ego, desde luego”. Comentaba Rels B que ‘Inéditos’ está subido como álbum simplemente porque sale más barato en Spotify que canciones sueltas pero, al contrario de lo que se pueda pensar, esto no lo hace un “disco de descartes”, entendiéndose como “trabajo discreto”; hay, como hemos dicho, muy buenas ideas tanto aquí, como en el ‘Nueva Generación‘ (con Indigo Jams) que sacó poco después y, también, en los sencillos que ha ido presentando al público desde entonces.

Rels B actúa el día 23 de febrero en la sala Fanatic de Sevilla.

Calificación: 7/10
Lo mejor: ‘Hood Girl’, ‘Skinnyflakkkkk’, ‘Tienes el don’, ‘Low Cost’, ‘Borracho en el salón’
Te gustará si te gusta: Drake, Wiz Khalifa, Recycled J, PARTYNEXTDOOR
Escúchalo: Spotify

Rels B / Boys Don’t Cry

1

Se dice que muchos artistas están donde están por el apoyo conjunto de industria y medios, que han visto un beneficio común en vender un producto concreto. Esto, desde luego, no es algo que se pueda decir de Dani Vidal. El ascenso al éxito de Rels B es uno de esos de los que te alegras especialmente, al ver que la mezcla de talento y constancia han dado sus frutos –la vida artística no es una viñeta de Mr. Wonderful, la mayoría de las veces no ocurre esto– en alguien que, además, tuvo que dejar los estudios a los dieciséis para trabajar en lo que saliese y llevar algo de pasta a casa. “El bar donde curraba ahora está cerrao / la obra en la que estaba ya se ha terminao / me llamaron pa currar repartiendo pescao / pero ya estoy ocupao, sí, cortando el bacalao” dice, al respecto, en ‘Re-Member‘, uno de los mejores temas de este segundo trabajo (el primero fue en 2015, ‘Player Hater’, y en 2017 llegó el tercero, ‘Inéditos’, que en breve reseñaremos). La mezcla de rap, r&b y electrónica, la eficaz producción de Itchy & Buco, la honestidad de sus letras, su capacidad para crear hooks y una voz que, de hecho, no está nada mal, son algunos de los ingredientes presentes en este ‘Boys Don’t Cry’ cuyo mayor éxito (‘Made in Taiwán‘ y sus casi 10 millones de reproducciones en Spotify) no es lo mejor del disco. Y que se diga esto de un álbum es bastante positivo.

“La primera novia es una puta siempre / pero te enseña para las siguientes” canta, por ejemplo, en ‘Fiesta en Keli’. Comentó Rels B en una entrevista que había quien le había dicho que titular ‘Boys don’t cry’ a su disco era machista, además de aclarar que él no estaba a favor del machismo ni del feminismo. Lo cierto es que un título de disco no es machista, lo es –o no– el concepto del que quieres hablar con ese título. Se me viene a la cabeza que el ‘Blond’ de Frank Ocean se iba a titular ‘Boys Don’t Cry’, y que aquel título representaba el corte de mangas de Frank a la idea de masculinidad que desde pequeños se mete por cojones -nunca mejor dicho- a él y a todos los hombres (muy recomendable al respecto ‘La máscara en la que vives’, por cierto). Los chicos lloran, claro, y claro que no se es menos fuerte por ello, siendo fuertes y valientes quienes muestran sus emociones públicamente, como el mismo Rels B ha dejado caer en alguna ocasión, también en sus letras (“dile a los chavales / que dejen de creerse gangsters, que besen a su madre” dice en ‘Money Over Bitches’). Ha pasado casi un año de aquella entrevista; es posible que, desde entonces, Dani se haya dado cuenta de que machismo y feminismo no son equivalentes y, de ser asi, sería un puntazo ver esto reflejado en sus temas (a pesar de frases así, consta que sí tiene cierta concienciación al respecto).

Decíamos que ‘Made in Taiwán’ no era lo mejor del disco. Pues bien, ese mérito va para cortes como ‘Baila Más‘ -un coqueteo con el R&B junto a Javier Simón (recomendable también su ‘Night Shift‘) que no desentonaría en ‘Ídolo’-, como el ya mencionado ‘Re-Member’ -donde Dani demuestra que no necesita enumerar cochazos para rapear sobre su camino al éxito-, como la colaboración con el canario BejoAgassi‘ y, sobre todo, con el mayor acierto del álbum para quien esto escribe: ‘Vamos a Mirarnos‘. Sensualidad y sinceridad se funden en esta canción, cuya letra es especialmente destacable (“me creo lo que dices, pero no del to / aunque contigo me apetece creérmelo” es uno de los ejemplos). Estos temas, y el ambiente general del disco, no hacen sino confirmar a ‘Boys Don’t Cry’ como un interesante álbum urban, y a Rels B como un tío con bastante potencial en este campo.

Calificación: 7,1/10
Lo mejor: ‘Vamos a Mirarnos’, ‘Re-Member’, ‘Baila Más’, ‘Agassi’, ‘Made in Taiwán’
Te gustará si te gusta: C. Tangana, The Weeknd, Recycled J, Post Malone
Escúchalo: Spotify

Selena Gomez vuelve a tratar su depresión y ansiedad mientras Maluma y Charlie Puth hablan de ella

22

En las últimas horas se ha sabido que Selena Gomez ha vuelto a entrar en rehabilitación para tratarse por depresión y ansiedad. Según una fuente próxima a la artista, ha realizado una terapia de dos semanas en un centro de Nueva York, pero ya ha regresado a Los Ángeles y está trabajando en nueva música. Recordemos que Gomez ya hubo de retirarse durante un tiempo hace 2 años para tratar las mismas afecciones, derivadas del lupus que se le diagnosticó, pero a finales de 2016 reapareció con una nueva pareja, The Weeknd, antes de publicar dos estupendos singles en solitario, ‘Bad Liar’ y ‘Fetish’, además de dos hits de la mano de Kygo y Marshmello.

Pero esa actividad no implicaba que las cosas fueran mejor para ella en un plano personal: durante ese periodo también le hubo de ser trasplantado un riñón, se conoció que había roto con Abel Tesfaye y vuelto a salir con Justin Bieber, con el que se la ha visto posteriormente con regularidad. Casualmente y con cierta inoportunidad, dado su estado de salud, esta misma semana se han publicado las declaraciones de dos artistas masculinos hablando de Selena.

Uno es Maluma, que ha confesado a la publicación ET que le encantaría hacer una colaboración musical con Selena y que, de hecho, sus equipos han contactado, aunque de momento no ha fructificado. “Selena, por favor, ¿cuál es la situación?”, ha dicho el colombiano, que cada vez está más implantado en el mercado norteamericano. De peor gusto es lo de Charlie Puth, que en una entrevista para Billboard ha insinuado, aunque sin ser claro, que durante su colaboración para el hit global ‘We Don’t Talk Anymore’ hubo un acercamiento personal: “No soy de chismorreos, pero la única manera de que una canción como esa pueda sentirse real es que haya algo más entre bambalinas”.

La canción del día: Mon Laferte, entre ‘Kill Bill’ y Manuel Alejandro en el baladón ‘Antes de ti’

16

La chilena Mon Laferte es una auténtica estrella del pop en América Latina, especialmente en México, país que la vio emerger como artista independiente tras emigrar allí, después de sus inicios en un talent-show de su país que le dio éxito en un plano que no se ajustaba a su forma de entender la música. Con ‘Mon Laferte Vol. 1’ (2015) y, sobre todo, ‘La trenza’ (2017), álbum con colaboraciones de Bunbury y Juanes en el que aúna folclore y pop la han convertido en una de las artistas hispanohablantes más importantes del momento. En la última gala de los Latin Grammy obtuvo el premio a mejor canción alternativa por ‘Amárrame’, su single con Juanes.

Pese a que no hace ni un año de su último trabajo, Laferte parece que ya prepara otro o, al menos, nuevas canciones. Y de ser como esta ‘Antes de ti’ que esta semana ha lanzado como single, no cabe duda que su ascenso seguirá imparable. Se trata de un baladón de ampulosos arreglos orquestales e innegable inspiración setentera que recuerda a las grandes canciones de Manuel Alejandro para Rocío Jurado o Raphael.

Por eso, precisamente, también suena a una de esas canciones propias de spaghetti western que tanto le gusta incluir en sus películas a Quentin Tarantino. Consciente de esa conexión, Laferte y su equipo presentan un vídeo –atención: en menos de 48 horas ya se acerca al millón de reproducciones– para la canción que se inspira en la iconografía japonesa que el director norteamericano empleó sobre todo en las dos partes de ‘Kill Bill’, con Laferte caminando con un largo vestido rojo por un paraje nevado o con un kimono nipón paseando por un campo de almendros en flor. Lo cual, en todo caso, no deja de ser una mera anécdota para lo que es una canción enorme, con ínfulas de clásico tanto en lo musical como en su letra de amor desgarrado.

Vetusta Morla: «Hemos hecho un esfuerzo para que el oyente no se sienta cómodo escuchando este disco»

5

Vetusta Morla publicaban a finales de 2017 su mejor álbum, un ‘Mismo sitio, distinto lugar‘ que era número 1 instantáneo de ventas y streaming en España, que ya es disco de oro y que por supuesto sigue muy bien posicionado en las tablas oficiales de Promusicae. Todo este año lo presentarán en vivo en América y España y seguro que seguirá vigente durante todo 2018 y parte de 2019.

Publicamos la larguísima entrevista mantenida con Pucho (cantante) y Guille (uno de los 2 autores principales), en la que hablamos al detalle sobre casi cada una de las canciones del disco, sobre los añadidos de Dave Fridmann, algo más que un simple mezclador en este caso, y sobre su posición en la industria musical.

¿Qué significa este disco para vosotros?
Guillermo: «Vivimos este lanzamiento con la calma de haber hecho un trabajo que cumple con lo que queríamos: un proceso distinto de componer, grabar, arreglar… en el que nos hemos encontrado con muchos hallazgos. Nos ha enseñado mucho, hemos crecido mucho como banda, a nivel personal, humano… y a nivel sentar bases para el futuro».

Suena como un viaje hacia el futuro sin renunciar a vuestro sonido primigenio.
Pucho: «Tras el disco anterior, girando por todos lados, llegas a casa, paras y ves todo lo que ha pasado. Llevamos 3 discos haciendo las cosas de la misma manera y lo que hemos hecho ha sido sentarnos en un diván de psicoanalista, analizar los 20 años que llevamos juntos, y reformularnos. Cuando miras hacia adelante, claro que te encuentras siempre cosas del pasado. Es bonito y ves ese pasado desde el lugar de ahora. Como cuando ves las primeras películas de directores renombrados y te das cuenta de que ahí ya estaban sus coordenadas. Es interesante que se te crucen las historias porque forman parte de tu identidad: vas evolucionando y a la mochila vas añadiendo experiencias».

«‘Mismo sitio, distinto lugar’ es el final de un proceso, un regreso a casa, pero esa casa a la que vuelves no es la misma casa, sino que es un nuevo punto»

La canción final del disco, ‘Mismo sitio, distinto lugar’, es como vuestra historia, y tiene alguna frase que, si os separarais, alguien diría: «lo dejaban ahí anunciado»… (NdE: ponen cara de sorpresa)
G: «El disco acaba como empieza, pero nos dimos cuenta a posteriori. El último acorde de ‘Mismo sitio, distinto lugar’ es el comienzo de ‘Deséame suerte’. Son dos canciones que parten de cosas distintas pero vuelven al mismo punto. ‘Mismo sitio, distinto lugar’ es el final de un proceso, un regreso a casa, pero esa casa a la que vuelves no es la misma casa, sino que es un nuevo punto. También es una canción que cierra de manera emocional, porque aunque hable de una persona a la que se interpela, cuando terminé de escribirla, me di cuenta de que hablaba de nosotros como banda, como amigos y como personas. Estábamos viviendo ese momento de romper con ciertas cosas para empezar otras. Y empezar con ciertas cosas no es borrarlas, forma parte imprescindible de lo que eres. Lo que sí hay que ver son las cosas que están oxidadas y que empiezan a ser lastres».
P: «Elegimos esta canción como título del disco porque el disco es emprender un camino, una búsqueda. Todo el disco está regado por la incertidumbre de lo que iba a pasar en la grabación, de lo que iban a ser las mezclas. Hubo varias versiones de esta canción y al final hicimos como un cóctel de todas las propuestas. Nos pareció el hallazgo de todo el camino emprendido con ‘Deséame suerte’, y nos parecía que daba título a todo el proceso».
G: «Sintetiza lo que es el disco: tenerlo todo grabado y cuando lo tienes todo decir: «venga, vamos a empezarlo otra vez, nos vamos a quedar solo con lo esencial. Fue una de las mezclas más emocionantes. Cada día grabábamos una canción y hasta que no terminábamos no pasábamos a la siguiente, que es algo bastante extraño hoy en día porque normalmente se graba por pistas, por músicos. Y eso nos hacía tener la sensación de que quien guiaba era cada canción. Cada canción era un universo en sí mismo. Para terminar esta canción, ‘Mismo sitio, distinto lugar’, en vez de un día estuvimos dos, y se nos pusieron de corbata, porque poníamos en riesgo todo lo que venía después. Pero atrevernos a desmontarla y volverla a empezar mereció la pena».

La canción habla claramente de vosotros, pero la pregunta es por qué suena triste.
P: «¡A mí no me suena triste!».
G: «Es de las más a pecho descubierto y que Pucho ha cantado de una manera más hermosa. Está muy cerca de la realidad que estamos viviendo. Lo que se puede percibir como tristeza, lo percibimos como una verdad absoluta: ser capaces de desnudarnos y de ser honestos con todo lo que nos está pasando. Hay un momento en esa canción que incluso es casi infantil, el puente en el que aparecen los sintetizadores. Hay unos arpegiadores de ‘La historia interminable’ que queríamos que sonaran exageradamente altos y que llevaran el peso».
P: «La letra hace alusión a ‘La Cuadratura del Círculo’ del primer disco».
G: «También tiene unos arpegiadores de ‘Deséame suerte’, aunque la estructura no es la misma, hay algo parecido.
P: «Volviendo al principio, sí es cierto que puede empezar melancólica, pero yo no la veo triste, cuando digo «es mi turno», «esta estrofa para mí», hay un poco de egoísta, de «ahora yo», salen los timbales… Me emociona».

«Es verdad que este disco es más descarado, tocamos muchos palos, y hay un palo que es la sátira y la ironía como salida ante una situación tan dramática como la que estamos viendo como sociedad»

Igual me parece triste en contraste con ‘Palmeras en La Mancha’, con frases como «su mujer llevaba la misma doble vida que él». Me parece una canción divertida, muy atípica para vosotros, ¿o vosotros la veis muy Vetusta?
P: «El punto costumbrista siempre ha estado en Vetusta, desde ‘Cenas ajenas’, que era un pavo mirando por la ventana a sus vecinos de enfrente, rollo voyeur, con las pantuflas. También ‘Tour de Francia’ del último disco, que es estar viendo la tele en verano en tu casa tocándote los huevos. O ‘Fiesta mayor'».
G: «Es verdad que este disco es más descarado, tocamos muchos palos, y hay un palo que es la sátira y la ironía como salida ante una situación tan dramática como la que estamos viendo como sociedad. Es necesaria. Dijimos: “vamos a atrevernos a hacer una canción con otro código, mantenemos una manera de escribir, pero cambiando el punto de vista”. El inicio del disco es ciertamente desconcertante, con esta y ‘El discurso del rey’, que de primeras te descoloca. La decisión de que abran el disco estas canciones es dar como un bofetón. Y luego con ‘Consejo de sabios’ y ’23 de junio’ te vas metiendo en el mundo Vetusta… pero ‘Te lo digo a ti’ te vuelve a sacar. Hemos intentado mantener la tensión y no permanecer en zonas ya transitadas, y hemos hecho un esfuerzo para que el oyente no se sienta cómodo escuchando y haga un trabajo de asimilación del disco».

«Negar un conflicto en un grupo de trabajo es esconder las cosas y nosotros queríamos que se viera que hay confrontación en el grupo también»

¿’Guerra civil’ está cantada desde el punto de vista de alguien que busca la confrontación?
P: «Es sobre la manía de buscar enemigos fuera, lo que luego continúa en ‘Te lo digo a ti’. Pero también es una confrontación con uno mismo: por lo que llevamos dentro esparcimos la mierda alrededor. En el disco hay mucho duelo del yo con el tú, hay mucho careo, y como colectivo que tiene que tomar decisiones continuamente, hay conflicto. Negar un conflicto en un grupo de trabajo es esconder las cosas y nosotros queríamos que se viera que hay confrontación en el grupo también».
G: «Después de muchos años, cuesta llegar a una estética común, pero cuesta más todavía, siendo 6 personas, decir «vamos a ver dónde podemos incorporar cosas». Y hasta que se pone en común, ha habido tensión creativa y personal entre nosotros, que es normal, que a veces tendemos a tapar los conflictos como algo negativo, y mediante la empatía se llega a cosas fantásticas. Hemos llegado a un tercer punto que a lo mejor no es donde queríamos llegar ninguno de los 6, pero donde nos sentimos identificados, y todos hemos puesto una parte».

¿Quiénes podéis chocar más?
G: «No es una cuestión personal, de uno contra otro, sino del día a día, de tomar decisiones y desecharlas. Muchas decisiones son desechar, ideas hay muchas, pero cómo cribas… nos ayuda mucho Campi (Campón), el co-productor. Había mucha incertidumbre, hemos trabajado en 3 países, nunca hemos hecho un disco tan nuestro desde el principio al final.

«Dave Fridmann no trabaja a distancia, es una de las premisas que dijo (…) Es la primera vez que trabaja con un grupo español, y nos pidió todas las letras traducidas»

No me has contestado, pero bueno… (NdE: dicen que sí). ¿Habéis trabajado cara a cara con Dave Fridmann o por mail?
G: «Él no trabaja a distancia, es una de las premisas que dijo, y nos gustó eso mucho. No era como «te lo mando y si no te gusta, lo desechas». Nos dijo que teníamos que ir para allá».

Escuchando el disco se le percibe como en el efecto de «ha sido mágico» de ‘Deséame suerte’, otros efectos, teclados en ‘Guerra civil’, la parafernalia de ‘El discurso del rey’… pero no sé si esas ideas eran vuestras. Al fin y al cabo, él no ha producido el disco…
G: «Él sabía que queríamos incorporar sonidos. Los 3 primeros discos eran una fotografía de lo que hacíamos en el estudio o en el directo, y queríamos huir del sonido de 6 personas tocando en una habitación. Siempre hacíamos las canciones para tocarlas en directo, y eso te restringe mucho. Y aquí dijimos «vamos a olvidarnos de los conciertos y usar la celesta de los años 30 que hay en Hansa (Studios)». Intentamos que todos los sitios por los que íbamos pasando aportaran algo, y que a pesar de las aristas, hubiera una unidad. Fue muy fácil (trabajar con Dave), cualquier cosa que le pides lo intenta. Es la primera vez que trabaja con un grupo español, nos pidió todas las letras traducidas…».

¿Quién las tradujo?
G: «Elvira Sastre, la poeta que siempre nos traduce todas las letras al inglés. Para él era un reto».
P: «Nos dijo que pulsáramos el botón de «te has pasado» cuando quisiéramos, porque la dicción del castellano no es la misma y hay efectos que no van igual. Muchas veces nos pensamos que se puede hacer cualquier cosa en inglés o español y no es así. Dijo: «yo sé que en España y en otros países de Europa, el tratamiento de la voz se hace de otra manera». Y le dijimos: «no, no, estamos aquí para ponernos en tus manos. En el momento en que algo nos chirríe y no se entienda, se desvirtúe… ya te lo diremos»».
G: «El «ha sido mágico» fue un momento chulo, porque «mágico» lo asociábamos con «ensoñación, algo increíble», pero él el «magic» se lo llevó a un momento más «creepy, oscuro». Es casi terrorífico, como un conjuro».
P: «Yo quería deslocalizar las sílabas, la esdrújula de «mágico». Se lo llevó a otro lado y moló un montón también».

Entonces Dave sí ha producido el disco por lo que decís…

G: «No. Es una mezcla, lo ha recibido grabado, la situación de los micros, las pistas que grabas, todo eso le ha llegado ya hecho, pero es verdad que allí ha seguido el proceso de creación y de selección, porque en Hansa grabamos millones de cosas. Él es capaz de mezclar todo lo que hace, Tame Impala, Flaming Lips, MGMT… de manera que suenan muchas cosas, pero cada una con su plano, incluso la voz. Decidía qué mandaba en cada canción: si subías o bajabas algo, había que volver a mezclar la canción. El proceso ha sido muy bonito, por la noche nos quedábamos escuchando las canciones, dormíamos en el estudio, escuchábamos, lo mandábamos a Madrid (con Dave se vieron solo 4 de los 6 miembros de Vetusta Morla), hacíamos la lista de cambios y a la mañana siguiente se volvía a trabajar. Estábamos muy pendientes de cada canción en cada momento».

¿Dave tenía alguna canción favorita?
G: «No, él es súper pro, le encantaba lo de El Mundo Today (de ‘Palmeras en la Mancha’). Le tuvimos que explicar lo que era El Mundo Today, que era una gente que hacía sátira, y con un programa de radio. Hicimos dos versiones de «Palmeras» por si nos echábamos atrás, una con el boletín y otra sin él. Ya nos hemos hecho, pero al principio era bastante desconcertante que apareciera un boletín. Cuando (Fridmann) escuchó el disco, nos dijo: “me gusta esto, me gusta lo otro”, pero también: “¡Qué bien que los chicos de las noticias siguen en el disco!”» (risas).

’23 de junio’ es de las canciones que más me ha gustado, es bastante bucólica, campesina, con la imagen de recoger los granos de arroz, etcétera. ¿Qué me podéis contar sobre ella?
G: «Es… no sé si decir popular. Primero hice la música y luego la letra, y sí tenía la sensación de estar en una especie de ceremonia. Los granos de arroz los asocié a una ceremonia. El momento de guardar los granos de arroz es como guardar la felicidad. En esa canción, todo lo que tenía que ver con el ritual funcionaba fenomenal. El solsticio, San Juan, el arroz… hacía que te metieras en algo muy familiar, que tiene que ver con el ritmo de vals, el ambiente mediterráneo…»
P: «Los coros están en reversa, y es como estar alrededor de una hoguera».
G: «Tiene un toque ancestral, David dice que es un vals retrofuturista, costumbrista, pero como contado desde el futuro por el arreglo. Es la canción que tiene la celesta de Hansa… Está hecha como en pedacitos».


Seguís haciendo las letras Juanma y tú, Guille, supongo. ¿Hay alguna canción específica que hayáis escrito pensando en Pucho?

G: «Inconscientemente haces ese ejercicio, tenemos integrada su manera de hacer para escribir».
P: «A veces les doy guerra, hay canciones que no han salido porque llego yo y choca».
G: «‘Deséame suerte’ sabíamos que le iba a encajar, ‘Consejo de sabios’ dio guerra la letra pero la melodía era muy suya. ’23 de junio’ fue un reto, le dije: «Pucho, he hecho un vals». Y dijo: «¿Y cómo canto esto?». Su trabajo interpretativo es muy importante, me sorprende hasta donde llega».

Pucho: «Siempre busco otras tesituras, he ampliado el registro, en este disco he dado las notas más agudas y las más graves»

Está el falsete de ‘Guerra Civil’…
P: «¡R&B! (risas). Llevo trabajando la voz desde el primer disco, doy una clase semanal con mi profe, Patri Ferro. Siempre busco otras tesituras, he ampliado el registro, en este disco he dado las notas más agudas de mi tesitura y las más graves».
G: «Eres un pedazo de intérprete, lo que se propone lo clava».

La verdad es que es alucinante oír el directo que grabasteis, no sé cuánta post-producción habrá, pero parece toma de estudio.

P: «Hago un trabajo específico para las nuevas canciones en estudio, y cuando toca el directo, sobre el repertorio focalizado. No es lo mismo prepararte para un disco, que tienes que ser preciso con la afinación, que un directo, que te preparas más para resistencia vocal. Para este disco quería buscar algo fuera de la voz. Con una guitarra tienes pedales, y yo quería tratar efectos. En muchas canciones, como ‘Consejo de sabios’, quería meter una voz tremulosa, que al final se metió un Leslie. Quería explorar algo físicamente».

¿’Consejo de sabios’ de qué va? Es de las que menos claro lo tengo.

G: «Quisimos terminarla en Berlín, porque es una ciudad de capas superpuestas, La Guerra Fría, el Muro de Berlín, la contracultura… y nuestro proceso creativo ha ido de derribar fronteras. Es la historia de alguien que se da cuenta de que no le quedan constantes vitales y que necesita cruzar la jaula que tiene puesta. Se da cuenta de que la jaula es autoimpuesta, no es culpa del de enfrente, sino que él la ha puesto ahí. Esa canción tiene mucho trabajo de adecuarse musicalmente. Tiene 3 partes, en la coda final cambia el patrón rítmico y toda la narración se convierte en acción: el protagonista pide salir de la jaula, romper con todo eso».

«Tampoco estábamos pensando en las radios (cuando escogimos el single)»

La última vez que os entrevisté, escogí como titular cuando decíais que la radiofórmula había perdido el contacto con la realidad. Ahora lo ha recuperado en parte, y oímos en la radio a Love of Lesbian, C. Tangana, Lori Meyers no…, Sidonie sí. Pero parece que vosotros habéis escogido un single para no salir en Los 40.
G: (risas) «Sí… el disco es muy distinto, es difícil decidir qué canción representa a las otras 9, porque hay que escucharlo en su totalidad. Para decidir el single no pensamos en si queríamos o no queríamos salir en la radio, sino lo que queríamos comunicar a la gente. Nos parecía que las cosas más valientes del proceso eran la sonoridad, el desconcierto. Teníamos necesidad de salirnos de la vía, queríamos dar un bofetón… y ya habrá tiempo para escuchar el resto».
P: «Se lo encargamos a Nacho Vegas el bofetón» (se ríe, en referencia al vídeo).
G: «Pero tampoco estábamos pensando en las radios. La canción es número 1 en una radio de Colombia, ha tenido muchos streamings, es verdad que las radios comerciales no la han tocado, pero no sé… Creemos que es uno de los hallazgos del disco».

De los famosos del vídeo, ¿escucharon todos ‘Te lo digo a ti’? Lo digo porque tiene su interpretación política…
G: «La escucharon antes todos. Nacho Vigalondo habló con ellos, no sé cuál fue la cronología, se les mandó la canción y les pareció bien».

No os quiero preguntar mucho por el paso a Sony, porque ya dejasteis claro que no iba a interferir en el proceso creativo, y se ha visto en este single, ¿pero qué os pareció cuando en los Premios MIN os metieron en el In Memoriam por ya no ser indies?
G: «Estuvimos ahí, fue divertido».
P: «Fue muy gracioso… A mí lo que no me gustó fue que metieran ese tipo de bromas en un In Memoriam».
G: «Cuando todo giraba en torno a Gata Cattana…»
P: «Ahí sí me pareció un poco mal, un poco falta de respeto, pero de la broma en sí nos reímos, es gracioso».
G: «De todas formas ha cambiado poco realmente. Es verdad que ha habido una ampliación del equipo para llegar a sitios como Latinoamérica, que nos costaba la vida, cerrar cada tienda de discos una a una… eso ha cambiado bastante. Pero es verdad que sigue el equipo de antes».

La última vez que os entrevisté recomendasteis a Novedades Carminha, y ahora llenan Joy Eslava. Dadme otro grupo underground que vaya a petar dentro de 3 años.
P: (se ríe) «No sé… He oído mucho a Melange, gente que viene de una banda de kraut-rock, creo que de Madrid».
G: «Rufus T Firefly fueron teloneros de nuestra gira pasada. Tienen mucho futuro por delante».

Pucho, te vi en Tomavistas, Breeders… me da la sensación de que sales bastante. ¿Cómo es Madrid para alguien que llena estadios de 15.000 personas en la misma ciudad? ¿No es agobiante la cantidad de selfies que pueden pedirte?
P: «Yo no me siento agobiado, aunque salir en fin de semana no es lo mismo que entresemana, igual en fin de semana te reconoce más gente. Salgo a fiestas populares, Las Vistillas, San Isidro, y tampoco… no sé…»
G: «Somos reconocidos por las canciones, más que por la imagen. ‘Deséame suerte’ es casi la primera vez que salimos en el vídeo claramente desde principio a fin».
P: «En Breeders vinieron un par de personas a pedirme foto, pero no trasciende mucho más… Es llevadero».

Vuestro primer disco es el disco más viejo de todo el top 100 semanal de streamings. Es alucinante, puede llevar 10 años siendo lo más escuchado semana a semana en el país…
P: (flipando) «¿Lo más oído de la semana o de la historia?».

Lo más oído cada semana… 10 años después.

P: «No lo sabíamos. ¿Puede que sea por el nuevo?».

Bueno, Taylor Swift ha sacado disco a la vez que vosotros y no por ello están los viejos
G (a Pucho): «¡No te quites mérito!».

¿Cómo recordáis el debut? ¿Con cariño?
P: «Claro, por todo lo que significa, pero me mola el momento que estoy viviendo ahora. Suena a tópico pero al final el nuevo es el que más presente tienes. ‘Un día en el mundo’ no deja de ser hijo tuyo pero lo ves a veces en la lejanía».

Finalmente, ¿quién ha escrito vuestra nota de prensa? Hay frases que no se entienden, como «El drama es zaherido por la ironía, la sátira y el descaro». ¿Qué es esto?

G: «¡No sé, tío!».
Ambos: «¿Qué es «zaherido»?

Pues he tenido que buscarlo, «zaherir» era algo así como humillar a alguien.
P: «¡A ver si es una errata!».
G: «Habrá partido de la oficina, yo no la he escrito, las notas parten de un argumentario. ¡Pero lo anoto!».