La chilena Mon Laferte es una auténtica estrella del pop en América Latina, especialmente en México, país que la vio emerger como artista independiente tras emigrar allí, después de sus inicios en un talent-show de su país que le dio éxito en un plano que no se ajustaba a su forma de entender la música. Con ‘Mon Laferte Vol. 1’ (2015) y, sobre todo, ‘La trenza’ (2017), álbum con colaboraciones de Bunbury y Juanes en el que aúna folclore y pop la han convertido en una de las artistas hispanohablantes más importantes del momento. En la última gala de los Latin Grammy obtuvo el premio a mejor canción alternativa por ‘Amárrame’, su single con Juanes.
Pese a que no hace ni un año de su último trabajo, Laferte parece que ya prepara otro o, al menos, nuevas canciones. Y de ser como esta ‘Antes de ti’ que esta semana ha lanzado como single, no cabe duda que su ascenso seguirá imparable. Se trata de un baladón de ampulosos arreglos orquestales e innegable inspiración setentera que recuerda a las grandes canciones de Manuel Alejandro para Rocío Jurado o Raphael.
Por eso, precisamente, también suena a una de esas canciones propias de spaghetti western que tanto le gusta incluir en sus películas a Quentin Tarantino. Consciente de esa conexión, Laferte y su equipo presentan un vídeo –atención: en menos de 48 horas ya se acerca al millón de reproducciones– para la canción que se inspira en la iconografía japonesa que el director norteamericano empleó sobre todo en las dos partes de ‘Kill Bill’, con Laferte caminando con un largo vestido rojo por un paraje nevado o con un kimono nipón paseando por un campo de almendros en flor. Lo cual, en todo caso, no deja de ser una mera anécdota para lo que es una canción enorme, con ínfulas de clásico tanto en lo musical como en su letra de amor desgarrado.
Vetusta Morla publicaban a finales de 2017 su mejor álbum, un ‘Mismo sitio, distinto lugar‘ que era número 1 instantáneo de ventas y streaming en España, que ya es disco de oro y que por supuesto sigue muy bien posicionado en las tablas oficiales de Promusicae. Todo este año lo presentarán en vivo en América y España y seguro que seguirá vigente durante todo 2018 y parte de 2019.
Publicamos la larguísima entrevista mantenida con Pucho (cantante) y Guille (uno de los 2 autores principales), en la que hablamos al detalle sobre casi cada una de las canciones del disco, sobre los añadidos de Dave Fridmann, algo más que un simple mezclador en este caso, y sobre su posición en la industria musical.
¿Qué significa este disco para vosotros?
Guillermo: «Vivimos este lanzamiento con la calma de haber hecho un trabajo que cumple con lo que queríamos: un proceso distinto de componer, grabar, arreglar… en el que nos hemos encontrado con muchos hallazgos. Nos ha enseñado mucho, hemos crecido mucho como banda, a nivel personal, humano… y a nivel sentar bases para el futuro».
Suena como un viaje hacia el futuro sin renunciar a vuestro sonido primigenio.
Pucho: «Tras el disco anterior, girando por todos lados, llegas a casa, paras y ves todo lo que ha pasado. Llevamos 3 discos haciendo las cosas de la misma manera y lo que hemos hecho ha sido sentarnos en un diván de psicoanalista, analizar los 20 años que llevamos juntos, y reformularnos. Cuando miras hacia adelante, claro que te encuentras siempre cosas del pasado. Es bonito y ves ese pasado desde el lugar de ahora. Como cuando ves las primeras películas de directores renombrados y te das cuenta de que ahí ya estaban sus coordenadas. Es interesante que se te crucen las historias porque forman parte de tu identidad: vas evolucionando y a la mochila vas añadiendo experiencias».
«‘Mismo sitio, distinto lugar’ es el final de un proceso, un regreso a casa, pero esa casa a la que vuelves no es la misma casa, sino que es un nuevo punto»
La canción final del disco, ‘Mismo sitio, distinto lugar’, es como vuestra historia, y tiene alguna frase que, si os separarais, alguien diría: «lo dejaban ahí anunciado»… (NdE: ponen cara de sorpresa)
G: «El disco acaba como empieza, pero nos dimos cuenta a posteriori. El último acorde de ‘Mismo sitio, distinto lugar’ es el comienzo de ‘Deséame suerte’. Son dos canciones que parten de cosas distintas pero vuelven al mismo punto. ‘Mismo sitio, distinto lugar’ es el final de un proceso, un regreso a casa, pero esa casa a la que vuelves no es la misma casa, sino que es un nuevo punto. También es una canción que cierra de manera emocional, porque aunque hable de una persona a la que se interpela, cuando terminé de escribirla, me di cuenta de que hablaba de nosotros como banda, como amigos y como personas. Estábamos viviendo ese momento de romper con ciertas cosas para empezar otras. Y empezar con ciertas cosas no es borrarlas, forma parte imprescindible de lo que eres. Lo que sí hay que ver son las cosas que están oxidadas y que empiezan a ser lastres».
P: «Elegimos esta canción como título del disco porque el disco es emprender un camino, una búsqueda. Todo el disco está regado por la incertidumbre de lo que iba a pasar en la grabación, de lo que iban a ser las mezclas. Hubo varias versiones de esta canción y al final hicimos como un cóctel de todas las propuestas. Nos pareció el hallazgo de todo el camino emprendido con ‘Deséame suerte’, y nos parecía que daba título a todo el proceso».
G: «Sintetiza lo que es el disco: tenerlo todo grabado y cuando lo tienes todo decir: «venga, vamos a empezarlo otra vez, nos vamos a quedar solo con lo esencial. Fue una de las mezclas más emocionantes. Cada día grabábamos una canción y hasta que no terminábamos no pasábamos a la siguiente, que es algo bastante extraño hoy en día porque normalmente se graba por pistas, por músicos. Y eso nos hacía tener la sensación de que quien guiaba era cada canción. Cada canción era un universo en sí mismo. Para terminar esta canción, ‘Mismo sitio, distinto lugar’, en vez de un día estuvimos dos, y se nos pusieron de corbata, porque poníamos en riesgo todo lo que venía después. Pero atrevernos a desmontarla y volverla a empezar mereció la pena».
La canción habla claramente de vosotros, pero la pregunta es por qué suena triste.
P: «¡A mí no me suena triste!».
G: «Es de las más a pecho descubierto y que Pucho ha cantado de una manera más hermosa. Está muy cerca de la realidad que estamos viviendo. Lo que se puede percibir como tristeza, lo percibimos como una verdad absoluta: ser capaces de desnudarnos y de ser honestos con todo lo que nos está pasando. Hay un momento en esa canción que incluso es casi infantil, el puente en el que aparecen los sintetizadores. Hay unos arpegiadores de ‘La historia interminable’ que queríamos que sonaran exageradamente altos y que llevaran el peso».
P: «La letra hace alusión a ‘La Cuadratura del Círculo’ del primer disco».
G: «También tiene unos arpegiadores de ‘Deséame suerte’, aunque la estructura no es la misma, hay algo parecido.
P: «Volviendo al principio, sí es cierto que puede empezar melancólica, pero yo no la veo triste, cuando digo «es mi turno», «esta estrofa para mí», hay un poco de egoísta, de «ahora yo», salen los timbales… Me emociona».
«Es verdad que este disco es más descarado, tocamos muchos palos, y hay un palo que es la sátira y la ironía como salida ante una situación tan dramática como la que estamos viendo como sociedad»
Igual me parece triste en contraste con ‘Palmeras en La Mancha’, con frases como «su mujer llevaba la misma doble vida que él». Me parece una canción divertida, muy atípica para vosotros, ¿o vosotros la veis muy Vetusta?
P: «El punto costumbrista siempre ha estado en Vetusta, desde ‘Cenas ajenas’, que era un pavo mirando por la ventana a sus vecinos de enfrente, rollo voyeur, con las pantuflas. También ‘Tour de Francia’ del último disco, que es estar viendo la tele en verano en tu casa tocándote los huevos. O ‘Fiesta mayor'».
G: «Es verdad que este disco es más descarado, tocamos muchos palos, y hay un palo que es la sátira y la ironía como salida ante una situación tan dramática como la que estamos viendo como sociedad. Es necesaria. Dijimos: “vamos a atrevernos a hacer una canción con otro código, mantenemos una manera de escribir, pero cambiando el punto de vista”. El inicio del disco es ciertamente desconcertante, con esta y ‘El discurso del rey’, que de primeras te descoloca. La decisión de que abran el disco estas canciones es dar como un bofetón. Y luego con ‘Consejo de sabios’ y ’23 de junio’ te vas metiendo en el mundo Vetusta… pero ‘Te lo digo a ti’ te vuelve a sacar. Hemos intentado mantener la tensión y no permanecer en zonas ya transitadas, y hemos hecho un esfuerzo para que el oyente no se sienta cómodo escuchando y haga un trabajo de asimilación del disco».
«Negar un conflicto en un grupo de trabajo es esconder las cosas y nosotros queríamos que se viera que hay confrontación en el grupo también»
¿’Guerra civil’ está cantada desde el punto de vista de alguien que busca la confrontación?
P: «Es sobre la manía de buscar enemigos fuera, lo que luego continúa en ‘Te lo digo a ti’. Pero también es una confrontación con uno mismo: por lo que llevamos dentro esparcimos la mierda alrededor. En el disco hay mucho duelo del yo con el tú, hay mucho careo, y como colectivo que tiene que tomar decisiones continuamente, hay conflicto. Negar un conflicto en un grupo de trabajo es esconder las cosas y nosotros queríamos que se viera que hay confrontación en el grupo también».
G: «Después de muchos años, cuesta llegar a una estética común, pero cuesta más todavía, siendo 6 personas, decir «vamos a ver dónde podemos incorporar cosas». Y hasta que se pone en común, ha habido tensión creativa y personal entre nosotros, que es normal, que a veces tendemos a tapar los conflictos como algo negativo, y mediante la empatía se llega a cosas fantásticas. Hemos llegado a un tercer punto que a lo mejor no es donde queríamos llegar ninguno de los 6, pero donde nos sentimos identificados, y todos hemos puesto una parte».
¿Quiénes podéis chocar más?
G: «No es una cuestión personal, de uno contra otro, sino del día a día, de tomar decisiones y desecharlas. Muchas decisiones son desechar, ideas hay muchas, pero cómo cribas… nos ayuda mucho Campi (Campón), el co-productor. Había mucha incertidumbre, hemos trabajado en 3 países, nunca hemos hecho un disco tan nuestro desde el principio al final.
«Dave Fridmann no trabaja a distancia, es una de las premisas que dijo (…) Es la primera vez que trabaja con un grupo español, y nos pidió todas las letras traducidas»
No me has contestado, pero bueno… (NdE: dicen que sí). ¿Habéis trabajado cara a cara con Dave Fridmann o por mail?
G: «Él no trabaja a distancia, es una de las premisas que dijo, y nos gustó eso mucho. No era como «te lo mando y si no te gusta, lo desechas». Nos dijo que teníamos que ir para allá».
Escuchando el disco se le percibe como en el efecto de «ha sido mágico» de ‘Deséame suerte’, otros efectos, teclados en ‘Guerra civil’, la parafernalia de ‘El discurso del rey’… pero no sé si esas ideas eran vuestras. Al fin y al cabo, él no ha producido el disco…
G: «Él sabía que queríamos incorporar sonidos. Los 3 primeros discos eran una fotografía de lo que hacíamos en el estudio o en el directo, y queríamos huir del sonido de 6 personas tocando en una habitación. Siempre hacíamos las canciones para tocarlas en directo, y eso te restringe mucho. Y aquí dijimos «vamos a olvidarnos de los conciertos y usar la celesta de los años 30 que hay en Hansa (Studios)». Intentamos que todos los sitios por los que íbamos pasando aportaran algo, y que a pesar de las aristas, hubiera una unidad. Fue muy fácil (trabajar con Dave), cualquier cosa que le pides lo intenta. Es la primera vez que trabaja con un grupo español, nos pidió todas las letras traducidas…».
¿Quién las tradujo?
G: «Elvira Sastre, la poeta que siempre nos traduce todas las letras al inglés. Para él era un reto».
P: «Nos dijo que pulsáramos el botón de «te has pasado» cuando quisiéramos, porque la dicción del castellano no es la misma y hay efectos que no van igual. Muchas veces nos pensamos que se puede hacer cualquier cosa en inglés o español y no es así. Dijo: «yo sé que en España y en otros países de Europa, el tratamiento de la voz se hace de otra manera». Y le dijimos: «no, no, estamos aquí para ponernos en tus manos. En el momento en que algo nos chirríe y no se entienda, se desvirtúe… ya te lo diremos»».
G: «El «ha sido mágico» fue un momento chulo, porque «mágico» lo asociábamos con «ensoñación, algo increíble», pero él el «magic» se lo llevó a un momento más «creepy, oscuro». Es casi terrorífico, como un conjuro».
P: «Yo quería deslocalizar las sílabas, la esdrújula de «mágico». Se lo llevó a otro lado y moló un montón también».
Entonces Dave sí ha producido el disco por lo que decís…
G: «No. Es una mezcla, lo ha recibido grabado, la situación de los micros, las pistas que grabas, todo eso le ha llegado ya hecho, pero es verdad que allí ha seguido el proceso de creación y de selección, porque en Hansa grabamos millones de cosas. Él es capaz de mezclar todo lo que hace, Tame Impala, Flaming Lips, MGMT… de manera que suenan muchas cosas, pero cada una con su plano, incluso la voz. Decidía qué mandaba en cada canción: si subías o bajabas algo, había que volver a mezclar la canción. El proceso ha sido muy bonito, por la noche nos quedábamos escuchando las canciones, dormíamos en el estudio, escuchábamos, lo mandábamos a Madrid (con Dave se vieron solo 4 de los 6 miembros de Vetusta Morla), hacíamos la lista de cambios y a la mañana siguiente se volvía a trabajar. Estábamos muy pendientes de cada canción en cada momento».
¿Dave tenía alguna canción favorita?
G: «No, él es súper pro, le encantaba lo de El Mundo Today (de ‘Palmeras en la Mancha’). Le tuvimos que explicar lo que era El Mundo Today, que era una gente que hacía sátira, y con un programa de radio. Hicimos dos versiones de «Palmeras» por si nos echábamos atrás, una con el boletín y otra sin él. Ya nos hemos hecho, pero al principio era bastante desconcertante que apareciera un boletín. Cuando (Fridmann) escuchó el disco, nos dijo: “me gusta esto, me gusta lo otro”, pero también: “¡Qué bien que los chicos de las noticias siguen en el disco!”» (risas).
’23 de junio’ es de las canciones que más me ha gustado, es bastante bucólica, campesina, con la imagen de recoger los granos de arroz, etcétera. ¿Qué me podéis contar sobre ella?
G: «Es… no sé si decir popular. Primero hice la música y luego la letra, y sí tenía la sensación de estar en una especie de ceremonia. Los granos de arroz los asocié a una ceremonia. El momento de guardar los granos de arroz es como guardar la felicidad. En esa canción, todo lo que tenía que ver con el ritual funcionaba fenomenal. El solsticio, San Juan, el arroz… hacía que te metieras en algo muy familiar, que tiene que ver con el ritmo de vals, el ambiente mediterráneo…»
P: «Los coros están en reversa, y es como estar alrededor de una hoguera».
G: «Tiene un toque ancestral, David dice que es un vals retrofuturista, costumbrista, pero como contado desde el futuro por el arreglo. Es la canción que tiene la celesta de Hansa… Está hecha como en pedacitos».
Seguís haciendo las letras Juanma y tú, Guille, supongo. ¿Hay alguna canción específica que hayáis escrito pensando en Pucho?
G: «Inconscientemente haces ese ejercicio, tenemos integrada su manera de hacer para escribir».
P: «A veces les doy guerra, hay canciones que no han salido porque llego yo y choca».
G: «‘Deséame suerte’ sabíamos que le iba a encajar, ‘Consejo de sabios’ dio guerra la letra pero la melodía era muy suya. ’23 de junio’ fue un reto, le dije: «Pucho, he hecho un vals». Y dijo: «¿Y cómo canto esto?». Su trabajo interpretativo es muy importante, me sorprende hasta donde llega».
Pucho: «Siempre busco otras tesituras, he ampliado el registro, en este disco he dado las notas más agudas y las más graves»
Está el falsete de ‘Guerra Civil’…
P: «¡R&B! (risas). Llevo trabajando la voz desde el primer disco, doy una clase semanal con mi profe, Patri Ferro. Siempre busco otras tesituras, he ampliado el registro, en este disco he dado las notas más agudas de mi tesitura y las más graves».
G: «Eres un pedazo de intérprete, lo que se propone lo clava».
La verdad es que es alucinante oír el directo que grabasteis, no sé cuánta post-producción habrá, pero parece toma de estudio.
P: «Hago un trabajo específico para las nuevas canciones en estudio, y cuando toca el directo, sobre el repertorio focalizado. No es lo mismo prepararte para un disco, que tienes que ser preciso con la afinación, que un directo, que te preparas más para resistencia vocal. Para este disco quería buscar algo fuera de la voz. Con una guitarra tienes pedales, y yo quería tratar efectos. En muchas canciones, como ‘Consejo de sabios’, quería meter una voz tremulosa, que al final se metió un Leslie. Quería explorar algo físicamente».
¿’Consejo de sabios’ de qué va? Es de las que menos claro lo tengo.
G: «Quisimos terminarla en Berlín, porque es una ciudad de capas superpuestas, La Guerra Fría, el Muro de Berlín, la contracultura… y nuestro proceso creativo ha ido de derribar fronteras. Es la historia de alguien que se da cuenta de que no le quedan constantes vitales y que necesita cruzar la jaula que tiene puesta. Se da cuenta de que la jaula es autoimpuesta, no es culpa del de enfrente, sino que él la ha puesto ahí. Esa canción tiene mucho trabajo de adecuarse musicalmente. Tiene 3 partes, en la coda final cambia el patrón rítmico y toda la narración se convierte en acción: el protagonista pide salir de la jaula, romper con todo eso».
«Tampoco estábamos pensando en las radios (cuando escogimos el single)»
La última vez que os entrevisté, escogí como titular cuando decíais que la radiofórmula había perdido el contacto con la realidad. Ahora lo ha recuperado en parte, y oímos en la radio a Love of Lesbian, C. Tangana, Lori Meyers no…, Sidonie sí. Pero parece que vosotros habéis escogido un single para no salir en Los 40.
G: (risas) «Sí… el disco es muy distinto, es difícil decidir qué canción representa a las otras 9, porque hay que escucharlo en su totalidad. Para decidir el single no pensamos en si queríamos o no queríamos salir en la radio, sino lo que queríamos comunicar a la gente. Nos parecía que las cosas más valientes del proceso eran la sonoridad, el desconcierto. Teníamos necesidad de salirnos de la vía, queríamos dar un bofetón… y ya habrá tiempo para escuchar el resto».
P: «Se lo encargamos a Nacho Vegas el bofetón» (se ríe, en referencia al vídeo).
G: «Pero tampoco estábamos pensando en las radios. La canción es número 1 en una radio de Colombia, ha tenido muchos streamings, es verdad que las radios comerciales no la han tocado, pero no sé… Creemos que es uno de los hallazgos del disco».
De los famosos del vídeo, ¿escucharon todos ‘Te lo digo a ti’? Lo digo porque tiene su interpretación política…
G: «La escucharon antes todos. Nacho Vigalondo habló con ellos, no sé cuál fue la cronología, se les mandó la canción y les pareció bien».
No os quiero preguntar mucho por el paso a Sony, porque ya dejasteis claro que no iba a interferir en el proceso creativo, y se ha visto en este single, ¿pero qué os pareció cuando en los Premios MIN os metieron en el In Memoriam por ya no ser indies?
G: «Estuvimos ahí, fue divertido».
P: «Fue muy gracioso… A mí lo que no me gustó fue que metieran ese tipo de bromas en un In Memoriam».
G: «Cuando todo giraba en torno a Gata Cattana…»
P: «Ahí sí me pareció un poco mal, un poco falta de respeto, pero de la broma en sí nos reímos, es gracioso».
G: «De todas formas ha cambiado poco realmente. Es verdad que ha habido una ampliación del equipo para llegar a sitios como Latinoamérica, que nos costaba la vida, cerrar cada tienda de discos una a una… eso ha cambiado bastante. Pero es verdad que sigue el equipo de antes».
La última vez que os entrevisté recomendasteis a Novedades Carminha, y ahora llenan Joy Eslava. Dadme otro grupo underground que vaya a petar dentro de 3 años.
P: (se ríe) «No sé… He oído mucho a Melange, gente que viene de una banda de kraut-rock, creo que de Madrid».
G: «Rufus T Firefly fueron teloneros de nuestra gira pasada. Tienen mucho futuro por delante».
Pucho, te vi en Tomavistas, Breeders… me da la sensación de que sales bastante. ¿Cómo es Madrid para alguien que llena estadios de 15.000 personas en la misma ciudad? ¿No es agobiante la cantidad de selfies que pueden pedirte?
P: «Yo no me siento agobiado, aunque salir en fin de semana no es lo mismo que entresemana, igual en fin de semana te reconoce más gente. Salgo a fiestas populares, Las Vistillas, San Isidro, y tampoco… no sé…»
G: «Somos reconocidos por las canciones, más que por la imagen. ‘Deséame suerte’ es casi la primera vez que salimos en el vídeo claramente desde principio a fin».
P: «En Breeders vinieron un par de personas a pedirme foto, pero no trasciende mucho más… Es llevadero».
Vuestro primer disco es el disco más viejo de todo el top 100 semanal de streamings. Es alucinante, puede llevar 10 años siendo lo más escuchado semana a semana en el país…
P: (flipando) «¿Lo más oído de la semana o de la historia?».
Lo más oído cada semana… 10 años después.
P: «No lo sabíamos. ¿Puede que sea por el nuevo?».
Bueno, Taylor Swift ha sacado disco a la vez que vosotros y no por ello están los viejos
G (a Pucho): «¡No te quites mérito!».
¿Cómo recordáis el debut? ¿Con cariño?
P: «Claro, por todo lo que significa, pero me mola el momento que estoy viviendo ahora. Suena a tópico pero al final el nuevo es el que más presente tienes. ‘Un día en el mundo’ no deja de ser hijo tuyo pero lo ves a veces en la lejanía».
Finalmente, ¿quién ha escrito vuestra nota de prensa? Hay frases que no se entienden, como «El drama es zaherido por la ironía, la sátira y el descaro». ¿Qué es esto?
G: «¡No sé, tío!».
Ambos: «¿Qué es «zaherido»?
Pues he tenido que buscarlo, «zaherir» era algo así como humillar a alguien.
P: «¡A ver si es una errata!».
G: «Habrá partido de la oficina, yo no la he escrito, las notas parten de un argumentario. ¡Pero lo anoto!».
‘No sé decir adiós’ es la novena película con más nominaciones en los Goya que esta noche se entregan. Tiene tres, y dos de ellas en las categorías gordas: Mejor actriz principal (Nathalie Poza), de reparto (Lola Dueñas) y director novel (Lino Escalera, quien también está nominado por el cortometraje ‘Australia’, protagonizado también por Poza). Sin embargo, ocupa el puesto cincuenta en la taquilla del año pasado: 72.217 euros y 12.097 espectadores (datos del Ministerio de Cultura). Es la película que menos gente ha visto en el cine de entre todas las nominadas. ‘Handia’, la segunda menos vista, recaudó 517.161 euros y la vieron 87.353 espectadores (cifras que aumentarán ya que sigue en cartel). Ni siquiera los cuatro galardones que se llevó en el festival de Málaga (premios del jurado, actriz, actor de reparto y guión) sirvieron para que el público se acercara a verla (algo que dice mucho sobre la repercusión de ese certamen).
La próxima gala de los Goya (3 febrero) y la posibilidad de ver la película en plataformas digitales (Filmin y, a mediados de febrero, en Movistar+), son excusas perfectas para recuperar uno de los mejores filmes españoles de 2017; un buen momento para comprobar por qué Nathalie Poza, después de estar tres veces nominada (‘Días de fútbol’, ‘Malas temporadas’ y ‘Todas las mujeres’), es la gran favorita para llevarse este año el cabezón a casa.
Y es que ‘No sé decir adiós’ es, sobre todo, una exhibición de talento interpretativo. El director narra este desolador drama sobre la familia, la enfermedad y las distintas forma de afrontar la inminencia de la muerte poniendo la película al servicio de las descomunales actuaciones de sus tres actores principales: Nathalie Poza como la rabiosa y autodestructiva protagonista, Lola Dueñas encarnando a su pragmática y conformista hermana, y Juan Diego (¿por qué no está nominado?) como el irascible y angustiado padre de las dos. Los tres componen unos personajes que transmiten una enorme verdad, una verdad que duele.
‘No sé decir adiós’ es tan triste y desangelada como un tanatorio en invierno. Pero de una tristeza callada, nada melodramática. El director narra esta historia a través de una puesta en escena muy sobria y contenida, con mucho fundido en negro, una fotografía de tonos gélidos (a cargo de Santiago Racaj, que ha hecho triplete este año con otros dos trabajos de aliento fúnebre, ‘Verano 1993’ y ‘Morir’) y una cámara tan rígida como los sentimientos de sus protagonistas. Sin embargo, esto no es Haneke. La silenciosa tragedia que se va expandiendo como un tumor está continuamente agitada por unos sutiles toques de humor que sirven para aligerar la tensión dramática y dotar de una mayor naturalidad a las relaciones entre los personajes.
Lino Escalera lo tiene difícil para llevarse el Goya al lado de Carla Simón o los Javis, pero muy fácil para que esperemos con ganas su próxima película. 8.
Lady Gaga ha publicado un comunicado en Twitter informando de que vuelve a cancelar su actual gira ‘Joanne World Tour’, que se desarrollaba por Europa. «Desafortunadamente, Lady Gaga está sufriendo de dolor grave que ha impactado materialmente en su capacidad para actuar en directo. Como resultado, Live Nation y Lady Gaga anuncian la cancelación de las 10 últimas fechas de la rama europea de su ‘Joanne World Tour'», comienza el comunicado. A continuación, reproduce unas palabras de la propia Gaga. «Estoy tan destrozada que no sé ni cómo describirlo. Lo único que sé es que, si no hago esto, no estaría cumpliendo con mis palabras y el significado de mi música».
Esta cancelación implica la no celebración de sus conciertos en capitales tan importantes como Londres, Manchester, Zúrich, Colonia, Estocolmo, Copenhague, París y Berlín, en Europa, más la fecha en Río de Janeiro que planificó tras la cancelación del año pasado. La última fecha en la que actuó fue el pasado 1 de febrero en Birmingham, coincidiendo con la grabación de un DVD que registrará esta gira en directo y será publicado próximamente.
Como bien sabemos, Lady Gaga canceló su gira a finales del pasado año por los fuertes dolores derivados de la fibromialgia que padece, enfermedad crónica sobre la que hablaba profusamente en su documental ‘Five Foot Two‘. Tras el descanso y recuperación, reubicó las fechas de la gira europea, que comenzó a mediados de enero en Barcelona.
La campaña promocional de Yeezy Season 6, la nueva línea de ropa de Kanye West, está siendo como mínimo interesante. La primera vez que veíamos las nuevas prendas diseñadas por el rapero y productor era a través de Kim Kardashian, que llevaba algunas de ellas puestas en una serie de imágenes en las que aparecía caminando por Los Ángeles, como captada por los paparazzi, pero que en realidad eran robados falsos, totalmente posados y realizados para la ocasión. Una manera la de los Kardashian West de mercantilizar los denominados “candids” (a falta de una palabra mejor, puesto que los “candids” también pueden ser posados) como no se ha visto tantas veces.
La siguiente idea de Kardashian ha sido llamar a varios de sus amigos famosos para que emulen estas mismas imágenes. Entre ellos, Paris Hilton. No tiene precio ver a la heredera y DJ profesional disfrazada de Kim Kardashian, cuando Hilton es totalmente su predecesora en cuanto a su estatus de “celebrity”… Hilton también fue una vez la famosa más famosa del mundo, como lo es ahora Kardashian.
Ahora, el productor Diplo se ha disfrazado de Kardashian, pero no porque ella le ha llamado sino para parodiar esta nueva campaña, que riza el rizo con la anterior. Diplo se ha ido a la montaña de Hollywood y ha posado, con una peluca gris y pecho al descubierto, como Kim Kardashian de paseo por Los Ángeles. Claro que un poco más, y a quien llega a parecerse Diplo es a Anthony Kiedis de Red Hot Chilli Peppers… Por supuesto, la tontería ha hecho gracia a Kardashian, que se ha tronchado en Twitter. Con tres emojis, exactamente.
Spice Girls, las cinco, incluida Victoria Beckham, se han reunido esta tarde en Londres… ¿para hablar de su reunión? De hecho, ha sido Beckham quien ha compartido en Instagram una instantánea junto a las cinco integrantes del grupo, escribiendo “¡os quiero chicas!” y un “emocionante” que podría significar cualquier cosa.
Desde 2016, cuando se cumplían 20 años de ‘Wannabe’, se especula con una posible reunión de Spice Girls en forma de nuevo disco o gira, si bien la propia Beckham habría frustrado este intento de reunión en numerosas ocasiones debido a su negativa de volver a trabajar activamente con el grupo. De hecho, el tabloide The Sun confirmaba en noviembre la reunión con las cinco involucradas, que Beckham desmentía poco después, apuntando que “no hay nada planeado”.
Nada se sabe, por tanto, sobre lo que traman Victoria Beckham, Geri Halliwell, Mel B, Emma Bunton y Melanie C, aunque TMZ tiene información sobre lo que NO accederían a hacer dos de ellas: una gira. Según este medio, tanto Halliwell como Beckham se negarían a salir de gira, la primera por motivos familiares. ¿Habrá nuevo disco? ¿Nuevo single al menos? ¿Tendremos que montar unas Spice Girls nuevas?
Cinco años después de ‘Comedown Machine‘, el mundo sigue sin ver un disco nuevo de The Strokes, que sin embargo anunciaban hace unos años su regreso al estudio. Mientras, sus integrantes siguen haciendo cosas por separado, por ejemplo, Julian Casablancas acaba de anunciar disco con su proyecto paralelo The Voidz, a través del cual ha estrenadoun par de temas tan bizarros como acostumbra.
Ahora Albert Hammond Jr., guitarrista de los Strokes, hace lo propio con ‘Francis Trouble’, que sale el 9 de marzo. El disco será “profundamente personal”, como indica la nota de prensa, ya que Hammond Jr. se lo dedica a Francis, su gemelo nacido muerto. ‘Francis Trouble’ hablará de los “efectos que este acontecimiento ha tenido en su vida y su música a lo largo de los años”.
El primer avance del disco es ‘Muted Beatings’, un número bastante apañado en el que conviven ritmos bailables, guitarras distorsionadas, punteos un tanto Deerhunter, pegadizos “oh oh ohs” y “tu tu tus” y unos desgarrados “I don’t care” hacia el final que por sí solos obligan al “replay”.
‘Francis Trouble’:
01 DvsL
02 Far Away Truths
03 Muted Beatings
04 Set to Attack
05 Tea for Two
06 Stop and Go
07 ScreaMER
08 Rockys Late Night
09 Strangers
10 Harder, Harder, Harder
La sueca Tove Styrke es artífice de al menos dos de las canciones pop más frescas del año pasado, ‘Say My Name’ (la 23ª mejor canción de 2017 para JENESAISPOP) y ‘Mistakes’, además de un interesante segundo disco titulado ‘Kiddo’ que dejó pepinazos como ‘Ego’, ‘Number One’ o ‘Borderline’, en la línea (quizá demasiado) de Robyn o Santigold.
Parece que el sonido de Styrke se encuentra en el de sus recientes singles, que combinan producciones minimalistas y marcadamente sintéticas, plásticas incluso, con melodías y ritmos grandes e interpretaciones despreocupadas pero expresivas por parte de la sueca. A estos dos temas suma la cantante un tercero este viernes de similar sonido, ‘Changed My Mind’, una nueva golosina pop que se sirve esta vez de un ritmo ligeramente caribeño para contarnos la historia de una atracción fatal contra la que Styrke no puede luchar… a pesar de ser consciente de su peligro.
‘Changed My Mind’ es el tercer single de ‘Sway’, el próximo disco de Styrke, que se acaba de anunciar y sale el 4 de mayo. Sobre él, la cantante explica que componerlo ha sido “el viaje más divertido pero también terrorífico en plan “te levantas y te preguntas por qué estás haciendo esto”, y también ha sido increíblemente interesante y estoy muy orgullosa de cómo ha quedado”.
‘Dancing’ de Kylie Minogue sí ha gustado mucho entre nuestro público y es el nuevo número 1 de nuestro site desplazando a Troye Sivan al puesto 2. Además, varias canciones propuestas la semana pasada llegan al top 40: son las de Björk, James Blake, Soleá Morente, George Ezra y Kali Uchis con Tyler the Creator. Destacamos dos temas que suben por segunda semana consecutiva: ‘End Game’ de Taylor Swift con Ed Sheeran y Future, y ‘All the Stars’ con SZA y Kendrick Lamar. Además, nos despedimos de las canciones de Charlotte Gainsbourg y Rosalía, al superar las 10 semanas en lista en la segunda mitad de la tabla. Ya podéis escuchar nuestra nueva lista de novedades y votar por todas vuestras canciones favoritas aquí.
El mes de febrero comienza fuerte con el lanzamiento del nuevo álbum de Justin Timberlake, uno de los más importantes del año en términos de música pop. Otros artistas que, como él, publican hoy disco son Rhye, Rae Morris, Field Music, Simple Minds (sí, sí, leéis bien), Hookworms, The Soft Moon, AWOLNATION o IAMX (proyecto del ex-Sneaker Pimps Chris Corner). En el plano nacional, también Yung Beef, Cuello, el veterano rapero ToteKing, Tripulante y crucero, Puput y El petit de cal eril presentan nuevas obras. También destaca el EP de debut de Gloriosa Rotonda, cuyo single ‘Pasta Pizza’ estrenábamos hace unas semanas.
A lo largo de los últimos 7 días también hemos conocido los nuevos singles de Chvrches, La Casa Azul, Angèle, Belako, Wye Oak, Iggy Azalea, Pale Waves, Cycle, King Tuff, Chromeo, Laura Veirs o Dungen & Woods (suecos y yanquis han grabado un álbum conjunto), a los que hoy se sumaban Kendrick Lamar & The Weeknd, Jennifer Lopez, Lykke Li y Carlos Sadness. Pero aún hemos descubierto más novedades: las de Bad Gyal (el primer avance de su nueva mixtape), A Place To Bury Strangers, Tove Styrke, Busta Rhymes (nada menos que junto a Missy Elliott y Kelly Rowland), La Habitación Roja, Jonathan Wilson, The Streets, Moby, Caetano Veloso (acompañado de sus hijos Moreno, Zeca y Tom), ionnalee (de iamamiwhoami), Kiesza, Mon Laferte, Albert Hammond Jr. (The Strokes), Kinder Malo, Digitalism, Peking Duk (que colaboraron en el penúltimo single de AlunaGeorge), Ms Banks, Strange Names, Cruz Cafuné (del colectivo urban canario Broke Niños Make Pesos) y el MC británico Kojo Funds con Raye.
Entre las curiosidades del mercado que hoy nos hemos encontrado, destaca un EP con descartes del último álbum de EMA, el adelanto de un EP con inéditos que servirá de epílogo al último disco de Niños Mutantes, una remezcla de ‘Me voy’, el tema que unía a Ibeyi con Mala Rodríguez, a cargo del productor valenciano King Doudou (Bad Gyal), una nueva versión del brutal ‘Me gusta’ que la prometedora Lao Ra lanzó hace unas semanas, y la versión del clásico de INXS ‘Never Tear Us Apart’ que interpreta Bishop Briggs para la BSO de ’50 sombras liberadas’, la película que cierra la trilogía.
Spotify siempre ha molado por muchos motivos -su gigantesca oferta musical, buena calidad de sonido, tarifas asequibles- pero perdía contra TIDAL en que el segundo formato sí ofrecía información sobre los autores -compositores, productores, ingenieros, etc- tras las canciones que escuchamos día a día en la plataforma, facilitando información importante sobre la autoría de esta música a sus usuarios y, sobre todo, reconociendo la contribución de otros músicos o técnicos sin nombres ni rostro tan conocidos como los de una Lana Del Rey, pero cuyo trabajo ha sido esencial en la composición de esa música. TIDAL ofrecía -y sigue ofreciendo- los llamados “songwriting credits”, algo que Spotify hasta ahora no.
Hasta ahora, decimos, porque como podréis comprobar por vosotros mismos y mismas, desde hoy es posible descubrir los créditos de la música contenida en Spotify, aunque de momento solo en su versión de escritorio (para móvil habrá que esperar). En el menú de opciones puede observarse claramente la opción “mostrar créditos”, que despliega la información de intérprete(s), compositor(es) y productor(es) de la canción en cuestión. La información procede de los sellos discográficos, explica Spotify, a los que también se cita en los créditos. Nosotros mostramos el ejemplo de ‘Summer Bummer’ de Lana Del Rey, pero también pueden accederse a los créditos de discos españoles como los últimos de Vetusta Morla o Las Odio, por mencionar un par.
Spotify explica, recoge Variety, que la opción de créditos se encuentra de momento en su fase primigenia, ya que la información que añadir es inmensa, por lo que los créditos actuales pueden recoger información inexacta o errónea, o directamente no recoger información alguna (por ejemplo, el disco de Kelela). Sin embargo, Spotify indica que este es el “primer paso en mostrar los créditos de composición en Spotify”, y que la opción “crecerá de manera continuada para ser más eficiente, proporcionar una mayor funcionalidad y, con el paso del tiempo, incorporar más información de socios de la industria”.
Este jueves ha llegado a las plataformas de streaming ‘Adromicfms 4′, la nueva “mixtape” del rapero Yung Beef. ‘Adromicfms 4’ es uno de los discos más esperados por los fans del trap en español del año, y El País ha tenido la ocurrencia de ponérselo a la escritora Lucía Extebarría para que esta realice una opinión al respecto. Eso sí, junto a su hija de 14 años Allegra.
Extebarría opina que el disco de Yung Beef es “oscuro, introspectivo, sorprendentemente sentimental y verdaderamente pegadizo” y además cree que “va a arrasar”. Ahí se termina su crítica, porque en su colaboración con Tentaciones -así se llama el suplemento cultural de El País-, la escritora ofrece sobre todo un interesante análisis sobre el fenómeno del trap. Ella concuerda con el antropólogo Iñaki Domínguez en su valoración de que el éxito del trap en España se “debe al deseo de la clase media de sentir el guetto por las venas sin mancharse las manos de sangre”. Además, opina que los “hipsters de Malasaña” imitan el estilo de los “macarras poligoneros” en un esfuerzo por destacar de la masa que ella denomina “neocanismo”, y apunta que el hecho de que “en los magazines más cool estén poniendo por las nubes a Yung Beef no es más que la última vuelta de tuerca de la mistificación de lo cani que lleva operando en la cultura popular desde los tiempos del Torete o El Vaquilla».
En cuanto a Allegra, que se declara fan de Post Malone, Blackbird, Charli XCX o 21 Savage, la hija de Etxebarría no es muy fan del disco de Yung Beef. Como su madre, cree que va a ser un éxito, pero del disco reprocha su exceso de autotune en canciones que le “chirrían” como ‘Tú no eres mi princesa’, y también algunas de sus letras. Allegra está especialmente disgustada con ‘Rosalía’, que compara con una “psicofonía”, y esta misma canción destaca Extebarría también en su valoración, expresando que es una “auténtica tortura”, pero que le “gusta” porque “es una especie de declaración de intenciones: yo meto en mi disco lo que me sale de los huevos”.
Esta madrugada ha fallecido, “de manera repentina” y a causa de una “complicación médica”, informa Última Hora, Toni Socias, reputado director artístico y quien fuera uno de los integrantes originales del trío de cabaret travesti Diabéticas Aceleradas, en el que a la postre empezaría La Terremoto de Alcorcón. El grupo llegó a realizar una actuación en el primer pase de ‘Tacones lejanos’ de Pedro Almodóvar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
Además de su trabajo en Diabéticas Aceleradas, Socias fue uno de los fundadores de Peor Imposible, el grupo de la movida madrileña en el que se dio a conocer Rossy de Palma, con canciones como ‘Susurrando’, ‘Ortopedia’ o ‘Sida’. A Socias se le atribuye de hecho el mérito de haber traído la movida madrileña a Mallorca y ha sido una figura muy importante en la cultura de la ciudad. También llegó a colaborar con Fangoria, apareciendo con Diabéticas Aceleradas en el videoclip de ‘Hagamos algo superficial y vulgar’. Recientemente, fue artífice de la última Cabalgata de Reyes de Palma.
Palma le recuerda así:
Duele y mucho que nos deje Toni Socias; Su carácter y entrega a la cabalgata de reyes ha sido increíble, la ilusión de los niños de Palma es obra suya. Nunca dejaremos que su nombre se diluya. Descansa en Pau company. pic.twitter.com/AWu5oMdM5Y
Me acabo de enterar del repentino fallecimiento de Toni Socias, director artístico de la cabalgata de RRMM de Palma. Te echaré mucho de menos. Gracias por proporcionarme algunos de los momentos más felices de mi vida durante estos últimos años. Un beso, allá donde estés. pic.twitter.com/0w8kGIA589
Ha mort Toni Socias. Se'n va part de la nostra cultura. Des del seu llegat musical, duent la Movida Madrileña a Mallorca, amb Peor Imposible, fins la seva direcció artística a la cabalgata de Palma. I molt més. Una notícia molt trista. #DEP
Después de anunciar conciertos en Madrid y Barcelona y de ser confirmado en el FIB, Liam Gallagher tiene otra sorpresa para su público español: el autor de ‘As You Were‘ y troleador profesional será cabeza de cartel en Sonorama 2018.
Gallagher desplegará en Sonorama la potencia rock de un disco que ha conocido singles tan definitivos como ‘Wall of Glass’, ‘Greedy Soul’ o ‘For What it’s Worth. ‘As You Were’, el primer disco de Gallagher en solitario y firmado con su propio nombre tras su trabajo con Beady Eye, lograba además ser número uno en Reino Unido en su semana de lanzamiento, logrando el disco de oro al mismo tiempo.
El hermano más famoso de Reino Unido (con perdón de Noel) se suma así a una programación en la que ya conocemos nombres confirmados como Bunbury, Izal, Dorian, Rozalén, Viva Suecia, La M.O.D.A, Xoel López, Ángel Stanich, Modelo de Respuesta Polar, Amatria, Joana Serrat, Lagarija Nick, Rayden, Triángulo Inverso, Mi Capitán o Sidecars, entre muchos otros.
Sonorama se celebra en Aranda del Duero, Burgos, los días del 8 al 12 de agosto. Los bonos ya están a la venta en la web del festival, si bien este sábado 3 de febrero cambiará su precio.
Las intenciones de Jennifer Lopez en cuanto a su carrera musical se van tornando cada vez más enrevesadas e incomprensibles: primero iba a publicar de versiones de clásicos latinoamericanos, que luego se convirtió en “disco cantado íntegramente en español«, del que se avanzaron –teóricamente– los singles ‘Ni tú ni yo’ y ‘Amor, amor, amor’.
Pero ahora, de manera inesperada, vuelve a dejarnos sin saber qué pensar al publicar ‘Us’, un tema de R&B contemporáneo firmado por el tándem Skrillex & Poo Bear (colaborador reciente de Justin Bieber, artífice del sonido de ‘Purpose’), que recientemente publicaban un estupendo single conjunto llamado ‘Would You Ever‘ y también colaboraban en algún tema del último disco de Fifth Harmony. Como podéis intuir con esos antecedentes, ‘Us’ se aleja del sonido latino de las últimas canciones de JLo e –insistimos, teóricamente– el concepto de ese supuesto álbum «en español», puesto que está cantada íntegramente en inglés.
Quizá la clave está en los rumores que indican que en breve podría haber un remix de este nuevo single junto a J Balvin, pero lo cierto es que nos da igual. Porque estamos ante un trallazo de pop bailable contemporáneo que bien podría firmar Rihanna, y que no nos sorprendería ver copando listas de éxito muy pronto, sobre todo gracias a ese “pam-pam-pam-pa-ria”, gancho apitufado post-estribillo que se pega locamente. Esperamos un (buen) clip de esto YA.
El barcelonés Carlos Sadness, tal y como contábamos hace unos días, está muy próximo a publicar su tercer disco de estudio, ‘Diferentes tipos de luz’. Llega el día 23 de febrero y el disco había sido avanzado por el single ‘Hale Bopp’. Hoy presenta un nuevo avance del mismo que ofrece una perspectiva que es a la vez familiar y nueva en su música. Se trata de ‘Longitud de onda’, un tema en el que, aunque se reconocen sus clásicos arpegios de guitarra a lo Vampire Weekend o Two Door Cinema Club, su base rítmica y la producción está en sintonía con las últimas tendencias de pop urbano, las que van de Drake a The xx.
Este tema, de pegada instantánea, se presenta con un vídeo igualmente estupendo, repleto de planos llamativos y protagonizado por cuatro jóvenes que llegan a una época crucial en sus vidas. “La canción nace de la imposibilidad de volver a revivir un momento perdido a pesar de poder volver al lugar”, cuenta Sadness, que sentencia que es un tema sobre “la fuerza irreversible del tiempo”.
‘Diferentes tipos de luz’ sucede a ‘Ciencias celestes’ y a ‘La idea salvaje’, un disco que no solo ha obtenido un considerable éxito de ventas en España, sino también en México, donde se ha convertido en toda una estrella. El pasado año, además, publicó dos singles que reforzaron su éxito allí, ‘Amor Papaya’ y ‘Volcanes dormidos’. En marzo comienza su gira española para presentar este nuevo disco –las entradas en Madrid ya se han agotado–, y además acaba de confirmarse su presencia en el Festival FIV, junto a Lori Meyers, Elefantes, La Habitación Roja o Novedades Carminha, entre otros. Será entre los días 27 y 28 de abril en Vilalba (Lugo).
Uno de los lanzamientos más sonados de este viernes 2 de febrero es un nuevo single de la sueca Lykke Li, una de las artistas del pop alternativo más populares y queridas de la última década. Se trata de ‘Time In a Bottle’, un precioso medio tiempo con una producción que rememora el country-rock crepuscular a lo Lee Hazlewood/Nancy Sinatra, especialmente reminiscente del clásico sonido Nashville en su estribillo.
Pero este giro al country y la música de raíces, que podría recordar al que recientemente hemos visto en otras dos artistas pop como Miley Cyrus y Kesha, tiene truco: en realidad, ‘Time In a Bottle’ suena country-folk porque se trata de una versión de Jim Croce, un cantautor de los años 70 bastante popular en Estados Unidos por sus baladas, siendo este ‘Time In a Bottle’ su mayor éxito.
Así que, y sin más información oficial por parte de Lykke en su web y redes sociales, no sabemos muy bien qué pensar: ¿será un avance de un nuevo disco que suceda al ya lejano y baladista ‘I Never Learn’? ¿Es una manera de celebrar los 10 años que cumplía esta semana su debut ‘Youth Novels’ –el cual aparentemente odiaba–? ¿Prepara un disco de versiones del que ya avanzó meses atrás su ‘Unchained Melody’? ¿Es un single suelto “just because”? Lo cierto es que esta semana hemos conocido su próximo regreso a los escenarios tras haber sido madre, lo cual incluye su presencia en Primavera Sound 2018. Pero, por otro lado, el pasado año también publicó dos singles con su proyecto psico-pop-rock LIV, que parecían formar parte de un proyecto más ambicioso. ¿Se quedará en nada? Esperamos saber más muy pronto.
Hoy se estrena otra de las canciones de la banda sonora de ‘Black Panther’, comisariada por Kendrick Lamar, y de la que ya conocimos la canción ‘All the Stars’ de Lamar junto a SZA, que se está convirtiendo en un gran éxito, asentado totalmente en el top 15 del Global de Spotify.
Algunos recordaréis que comparábamos el estilo de aquella canción a The Weeknd… y ahora podemos escuchar la canción que Kendrick ha grabado junto al mismo Abel Tesfaye para este mismo proyecto. En ella el estilo más electropop y ochentero de nuestro «Starboy» favorito se da la mano con una base más oscura que podrían haber perpetrado Timbaland o The Neptunes en 2003. Todo al servicio de esta letra sacrificada en la que The Weeknd asegura estar «preparado para una nueva guerra» mientras pide que alguien «rece por él y salve su alma».
Kendrick Lamar, en la segunda estrofa, también se muestra preparado para «la lucha», mientras proclama: «¿quién necesita un héroe? / tú necesitas un héroe / pues mírate en el espejo / y ahí encontrarás tu héroe». Una canción, por tanto, con una fuerza y un potencial enormes, con armas para llegar tan lejos comercialmente como el ‘Gangsta’s Paradise’ de nuestros días. Atentos al gancho de esas ¿voces corales? tratadas.
Os recordamos que ambos artistas ya habían colaborado antes en la estupenda y muy diferente (más bluesera) ‘Sidewalks’ de ‘Starboy‘.
A nadie se le escapa que Primavera Sound y Mad Cool han confirmado a Arctic Monkeys -con uno de los discos más esperados de 2018 bajo el brazo- a la vez; o que Pearl Jam han confirmado fecha en Barcelona dos días antes de actuar en el festival madrileño. Ambos festivales no coinciden en fecha (uno es a finales de mayo, el otro a mediados de julio, coincidiendo con Bilbao BBK Live), pero quizá Mad Cool puede impedir que gran parte de los madrileños se desplacen a Barcelona como acostumbraban para acudir a uno de los festivales más grandes del mundo, y a su vez un evento de esta entidad es un reclamo inédito en Madrid para el público que no es ni de una ciudad ni de otra. Las cifras hablan: Mad Cool aspira a ser el mayor festival del país reuniendo a 80.000 personas por día, llegando mucho más allá que los 55.000 asistentes diarios que suele manejar Primavera Sound. En este artículo analizamos los pros y contras de cada festival.
Mad Cool
Pros:
1.-Mejor festival de rock: En la web británica americana Consequence of Sound lo tienen claro: el de Mad Cool es el «mejor cartel de rock» de este año, con una cabeza de órdago que incluye a bandas capaces de llenar estadios de 20.000 personas por sí mismas. Están Pearl Jam, Depeche Mode, Nine Inch Nails, Queens of the Stone Age, y también artistas de primera línea en cuanto a popularidad como Jack White, Massive Attack, Tame Impala, Franz Ferdinand, Snow Patrol, Alice in Chains, etcétera.
2.-La letra mediana: A nadie se le escapa tampoco que lo que podríamos llamar «línea mediana» es muy atractiva. El festival cuenta con Perfume Genius, Rag N Bone Man, Justice, Eels, MGMT, Fleet Foxes, Real Estate, Kevin Morby, Future Islands, Yo La Tengo, Japandroids, Leon Bridges, Porches, Sampha, Young Fathers, Sofi Tukker, Odesza, Kaleo…
3.-¡Por fin un macrofestival en Madrid!: Al margen de gustos, macrocabezas de cartel y artistas rara vez vistos en la capital, ya era hora de que una cita con la música de este tamaño -o la mitad- se asentara en Madrid cuando Barcelona tiene, además del Primavera Sound, nada menos que el Sónar, Cruïlla o, bastante cerquita, Vida Festival. ¿Cuándo vuelve el segundo día de Dcode?
2.-La música urbana no existe (o casi): En el cartel de Mad Cool encontramos a Kase.O, que ha sido disco de oro con ‘El círculo‘, a Leon Bridges que en verdad hace soul clásico… pero hay una visible ausencia de trap o urban nacional (ni C. Tangana, ni One Path, ni Bad Gyal, ni Rels B, ni Miss Nina, ¡nadie!) y hip-hop o urban internacional (ni Frank Ocean, ni Drake, ni Kanye West, ni artistas similares de perfil más bajo). De nuevo: la estrategia ha funcionado, pues este tipo de música genera –o esa sensación da– una profunda animadversión entre el público general, pero es inevitable preguntarse mirando el cartel, contemplando nombres como Pearl Jam, Depeche Mode o Massive Attack en letras gigantes… ¿pero en qué año estamos? ¿De verdad es 2018 o 1999?
3.-La organización: La organización en cuanto a accesos, colas kilométricas en barras, camareros incapaces de abrir una botella de vino, accesos a escenarios y puestos de comida (insuficientes, pésimamente situados) ha dejado muchísimo que desear tanto en las ediciones 2016 como 2017. Si no han sido capaces de lidiar con 45.000 personas en La Caja Mágica, da un poco de miedo lo que resultará con 80.000 y en el IFEMA, en medio de la nada. Suponemos que se estarán preparando a tope para mejorar, pero la sensación inicial es que la organización ha querido dar este pedazo de salto «un poco antes de tiempo».
Primavera Sound
Pros:
1.-La organización: Después de décadas de experiencia, muchos años afianzado en el Fòrum de Barcelona, y superada la crisis del año de los ipads y lejano el de las huellas dactilares, la organización ha de ser pan comido para los responsables de Primavera Sound, a los que no va a pillar sin experiencia precisamente un hipotético sold out a estas alturas. Hay un par de kilómetros de punta a punta, pero el público ya lo sabe y no le sorprende lo que se va a encontrar.
2.-La variedad, la mujer, el urban y la línea editorial del cartel: Primavera Sound, muy afín a Pitchfork y Rockdelux, ambos medios con escenarios en el festival, tiene una línea editorial muy concreta. Pero además de la calidad reconocible y acreditada en Metacritic y similares de todos y cada uno de los artistas que pasan por allí, también hay que destacar la cuestión de número. Decenas y decenas de artistas pasan por su cartel, lo que implica casi todos los estilos y géneros, incluyendo la denostada -por otros festivales- música pop y las denostadas cantantes femeninas. Este año veremos a Lorde, Fever Ray, Björk, Chvrches, Ibeyi, Jane Birkin, Javiera Mena, Kelela, Charlotte Gainsbourg, Lykke Li… El cartel es tan completo en ese sentido que casi dan ganas de preguntar por qué no han traído a SZA. Y no, aquí no hacen ascos a la música urbana: están Migos, C. Tangana, Bad Gyal, A$AP Rocky, Vince Staples, Tyler the Creator… todo ello junto a Arctic Monkeys, The National, Spiritualized, Nick Cave y recuperaciones del pasado en plena forma como Sparks y Slowdive. RESPECT!
3.-La letra pequeña: Por más puesto en música que estés, siempre habrá un par de decenas de artistas nacionales e internacionales en su cartel que no te sonarán. La gente va a Primavera Sound a descubrir música que no conoce de mañana y también de ayer, y que puede molar tanto como, por decir alguien, Playback Maracas o Superorganism. Esa sensación no la consigue Mad Cool pese a apostar por artistas noveles también: la impresión es que el recinto estará hasta los topes de, básicamente, fans de Pearl Jam, como el año pasado todo estaba lleno de fans de Green Day y Foo Fighters. Mad Cool basa su éxito más en la fidelidad que genera el rock que en la pasión por la música en general.
Contras:
1.-No hay factor sorpresa: El año pasado Primavera Sound consiguió a Grace Jones, y también a Frank Ocean, que se cayó del cartel (como unos años antes Fiona Apple). En realidad, hemos visto ya en vivo a casi todos los artistas que forman parte del Primavera, o al menos a todos los grandes reclamos. Los grandes cabezas, Arctic Monkeys, han actuado varios años en el FIB, Jane Birkin ha venido a nuestro país varias veces, Lorde acaba de visitar justo Barcelona, Slowdive hacen gira, Sparks no hace tanto estuvieron en Madrid y Barcelona, etcétera. ¿Merece la pena viajar a Barcelona esta vez para ver solo, qué sé yo, a Fever Ray (a la que ya vimos con The Knife)?
2.-Björk, en un festival: ¿Quién no recuerda el tuit de Gabi Ruiz de Primavera Sound con los billetes procedentes de la anterior cancelación de Björk? Un hito en la historia del pop español, y sin embargo, aquí está de nuevo, de momento postulada como actuación en el festival, tras pinchar en el Sónar el año pasado. La cantante islandesa viene de vez en cuando a nuestro país, y no hace tantos años estuvo en Poble Espanyol. Siempre será bienvenida, pero la pregunta del millón es si el entorno de Primavera Sound, o de cualquier festival, es el idóneo para las canciones intimistas de sus dos últimos discos. ‘Utopia‘ debería ser presentado en el Auditori, pero dado su gran número de fans, esa idea debe ser totalmente inviable. ¿Se oirá algo? ¿Sabrá ganarse a decenas de miles de personas sobre un escenario al aire libre con canciones como ‘the gate’? ¿Puede dar, por el contrario, el concierto más aburrido e incómodo de nuestras vidas? ¿Querremos matar al de al lado por no cerrar la boca o será culpa de ella por hacer este tipo de discos y luego escoger el festival más grande que había (o el segundo más grande) para presentarlo?
3.-La esclavitud de la calidad suprema: A colación del punto 1 de estos contras, cabe preguntarse si esa esclavitud por la guayedad no está impidiendo que Primavera Sound nos dé una sorpresa de verdad en su cartel. Por poner un ejemplo claro, Pearl Jam no son el grupo favorito ni de Pitchfork ni de Rockdelux. Glastonbury y Coachella, con los que puede mirarse cara a cara, de vez en cuando dan una sorpresa en su cartel tamaño U2, Eminem, Metallica o Beyoncé. ¿Encajarían estos nombres, al margen de su caché, en Primavera Sound? ¿Es su única limitación presupuestaria? ¿Tampoco pueden permitirse una Kylie Minogue como bromearon una vez, una Sade, unos Fleetwood Mac, un Paul Simon, un Stevie Wonder, una Dolly Parton, alguien que rara vez se pase por aquí?
Sony había anunciado que tendríamos 4 vídeos, 1 por semana, fuera cual fuera el funcionamiento de ‘Filthy’ (como adivinando que este no sería muy bueno), y la verdad es que los vídeos no están siendo para saltárselos, ni anecdóticos, ni rodados para cumplir y ya.
El estrenado hoy, correspondiente al tema que da título al álbum, ‘Man of the Woods’, es divertidísimo. En él vemos a Justin Timberlake entre “los bosques”, sorteando todo tipo de entretenimientos, retos y desafíos: cómo subir a la casa del árbol, cómo atravesar un río a través de un tronco, cómo bailar un baile regional, cómo ganarse al difícil público del interior de Estados Unidos… casi a modo de videojuego. Aparece su esposa, Jessica Biel.
La canción, por su parte, tiene un minúsculo gancho country, aunque también una guitarra algo funky (en la línea del Kiko Veneno más divertido) y una pequeñísima base urban, aunque lo que aquí predomina es un espíritu totalmente optimista, en la línea de ‘Don’t Worry, Be Happy’. La letra simplemente reivindica a su autor como «hombre de bosque», es una invitación para unirte a él y viene a concluir «sabes que soy hombre de sur». Podría ser una adaptación muy libre de ‘Tractor amarillo’.
Os recordamos que Justin Timberlake actúa este domingo en la Super Bowl. ¿Habrá tiempo para esta canción o se decantará por el dúo con Chris Stapleton, que está siendo un pequeño éxito?
La nueva película de Paul Thomas Anderson tras la divisiva ‘Puro vicio’ resultó ser la gran sorpresa de las nominadas a los Oscar, cosechando 6 nominaciones, incluidas las de mejor película y mejor director. En esta ocasión, el estadounidense abandona el estilo rocambolesco de su anterior filme para abordar de forma más “clásica” -sí, entrecomillado- la historia de Reynolds Woodcock, un diseñador londinense que durante los años 50 era de los más prestigiosos de la ciudad. Él y su hermana Cyril llevaban el negocio, vestían a la realeza y a las clases altas de la época, elaborando cada vestido con sumo cuidado. Cuando el señor Woodcock conoce a Alma, una camarera extranjera, no tarda en convertirse en su modelo, musa y amante.
‘El hilo invisible’ se centra en la relación que se establece entre Alma y Woodcock. Más cerca de ‘The Master’ que de ninguna otra de sus películas, Paul Thomas Anderson crea un detallado y retorcido estudio de la relación de pareja, analizando casi de manera psicológica cada gesto o cada movimiento de sus personajes. En ‘The Master’ -ambientada en la misma época que la película que nos ocupa- el telón de fondo era el mundo de las sectas, en esta lo es el mundo de la moda, pero ambas tienen en común que lo que verdaderamente importa son los «hilos invisibles» y poderosos que nos unen a otras personas. Y esos hilos no son siempre comprensibles, ni siquiera racionales.
Anderson -que además, en esta ocasión es también el director de fotografía- recrea con una elegancia exquisita las clases altas de la época logrando una puesta en escena impecable. Se sustituyen los largos planos secuencia y la enrevesada planificación de ‘Boogie Nights’ o ‘Magnolia’ por sutiles travellings que aportan delicadeza y, a la vez, cierta inquietud. La música de Jonny Greenwood, nominada al Oscar, presente durante gran parte del metraje y cuyo uso jamás resulta molesto o demasiado insistente, acompaña y enriquece el conjunto logrando momentos verdaderamente hermosos. La pieza principal, escrita para piano y viola, es solemne y sugerente. Se nota que el compositor ha entendido a la perfección el guion y ha plasmado ese tono misterioso que invade a la cinta en su partitura.
Daniel Day-Lewis encarna al meticuloso Woodcock (inspirado en el diseñador vasco Cristóbal Balenciaga), en la que se supone que será la última interpretación de su carrera, más contenido que otras veces, adecuándose al tono de la película, que le ha valido -con total justicia- otra nominación al Oscar. También la consiguió Lesley Manville, su hermana en la ficción, en uno de esos papeles secundarios discretos pero que realmente requieren un gran talento interpretativo para resultar creíbles y autoritarios (como el de Amy Adams, en ‘The Master’).
Incomprensiblemente, Vicky Krieps, quien es la protagonista de la película, ya que está narrada desde su punto de vista, no ha tenido ningún reconocimiento durante toda la temporada de premios. Ella es el alma (y nunca mejor dicho, ya que es el nombre de su personaje) de la película. Consigue transmitir una mezcla explosiva de dulzura y malicia. Tanto Alma como Reynolds Woodcock son dos de los personajes más fascinantes de la filmografía de su director, y su película es tan compleja y retorcida como ellos. Es imposible en tan solo un visionado sacar en claro todos los matices y pequeños detalles que esconden. Anderson se muestra quizá más preciso que nunca retratando su envenenada y enferma historia de amor, tejiendo minuciosamente cada matiz como si de un gran diseñador de moda se tratara.
Cabe destacar que no es, en absoluto, una película que vaya a agradar a todo el mundo. Habrá quién no entre en la enfermiza y densa propuesta del director californiano, especialmente si nunca ha conectado con su peculiar estilo psicológico. Pero ‘El hilo invisible’, pese a su complejísimo fondo, no deja de ser una historia de amor. Una tan romántica como perversa. 7.
Es curioso cómo un disco te resulta especial casi desde el primer instante por circunstancias no estrictamente técnicas ni musicales, sino afectivas y personales o vaya-usted-a-saber-cuáles. Es lo que a mí me sucedió con ‘Los excesos de los niños’ de Alborotador Gomasio, un disco que me sonaba (y me sigue sonando, que quede claro) arrebatado y excitante. Supongo que es lo mismo que a muchos les puede suceder con ‘Luz y resistencia’, el tercer disco del grupo madrileño, aunque para mí haya perdido ese valor extra que supone el efecto de lo inesperado, la sorpresa.
Eso, que quede claro, es bueno si implica, como es el caso, que nos regalen otro buen puñado de canciones fantásticas, inapelables reinterpretaciones del power rock de Hüsker Dü/The Replacements con un filtro, como ellos mismos reconocen en su nota de prensa, de esa cosa tan indefinible que llamamos “pop madrileño” y que puede englobar tanto a Los Secretos u Hombres G como a Cosmen Adelaida o Rusos Blancos. Los “singles” ‘La reacción impotente’ y ‘Hacia el vacío’, junto con unos brutales ‘Parece que no pasa el tiempo’ y ‘Detrás de ti’ ejercen de ariete imparable con el que ‘Luz y resistencia’ entra en nuestras vidas, de nuevo, como un huracán.
Su título parece evocar su filosofía como banda: tras una década, su apuesta ha sido siempre la misma, tirar por las canciones y la melodía indefectiblemente. Sin embargo, apoyados en la producción rocosa e imaginativa –es una delicia escuchar el trabajo de las múltiples capas de voz con auriculares– de Carlos Hernández (Los Planetas, Triángulo de amor bizarro), en esta ocasión el cuarteto ha demostrado inquietudes por agitar la creatividad, no relajarse en patrones ya dominados. Más allá de la simpática trompeta de ‘Vendaval’ y la interesante coda al piano tras ella (‘Gritan sus nombres’), destacan, por un lado, las armonías vocales entre Koldo y Marco, con los coros de Miguel, que están cuidadas al máximo y se miran en Juan y Junior (‘El sitio donde empezó todo’) a lo largo de todo el álbum. Nunca sobra esforzarse por cantar lo mejor posible. Y por otro, el arrebato punkarra que en su anterior obra emergía en un par de ocasiones desaparece aquí y deja paso a coqueteos con la electrónica, en los que son capaces de lo mejor (‘Agosto, bailando el caos’ no solo es LA canción del disco, para mí, sino también una de las grandes canciones en español que escucharemos este año, también en el plano poético) y lo peor (‘Errores’ no es de sus mejores canciones y se nota más con el tratamiento sintético).
Apostaría a que ni ellos mismos lo ven así pero, desde fuera, ‘Luz y resistencia’ se percibe como un muy buen disco de transición entre los modos que manejan con sobrada soltura y otros nuevos con los que se atreven, valientes, y que pueden marcar su futuro. Aunque no me cabe duda que también habrá quien vea en él una inesperada revelación, y ‘Luz y libertad’ se tornará mágico. Qué grande es el pop.
Alborotador Gomasio presentan ‘Luz y resistencia’ este sábado, 3 de febrero, en el Café La Palma de Madrid.
Calificación: 7,5/10 Lo mejor: ‘Agosto, bailando el caos’, ‘Hacia el vacío’, ‘La reacción impotente’, ‘Detrás de mí’ Te gustará si te gustan: Puzzles y Dragones, Cosmen Adelaida, Hüsker Dü Escúchalo:Spotify
Mike Milosh está aprovechando la promoción del lanzamiento del esperado segundo disco de Rhye para dejar un par de cosas claras: primero, que Rhye nunca fue un dúo, sino un proyecto suyo –Robin Hannibal grabó con él el celebrado ‘Woman’, sí, pero su trabajo en el proyecto quedó ahí–; y segundo, que en estos 5 años transcurridos ha estado lejos de estar inactivo. Más bien al contrario, el artista canadiense se ha dedicado a consolidar este proyecto con una banda en directo con la que ha ofrecido cerca de 500 conciertos, poca broma. De hecho, ese sonido de directo es el que ha conformado el sonido de ‘Blood’, su nuevo álbum
Y es que, en esta ocasión, las canciones han partido de las ideas que él y sus músicos han desarrollado durante las giras, y no al revés. Por eso la pátina electrónica en este nuevo disco cede peso ante sonidos más orgánicos y, en general, estamos ante arreglos mucho más sutiles y delicados. Pianos, coros, cuerdas y guitarras (eléctricas, pero también acústicas) constituyen un elegante, mullido y cálido tejido, perfecto para unas composiciones que se alejan casi completamente de los arrebatos bailables del debut, aquí limitados apenas a unas ‘Feel Your Weight’, ‘Count to Five’ y ‘Phoenix’ muy ‘Random Access Memories’ –serán esas guitarras tan Nile Rodgers–. En ese punto, se echa de menos aquella maravilla que Roosevelt creó a partir de la teórica «cara B» ‘Summer Days’.
Prácticamente todo el resto de ‘Blood’, a excepción de la fantástica ‘Taste’, alcanza a duras penas la cadencia de medio tiempo. Música perfecta para una quiet storm que recupera el soul y R&B sensual post-Barry White, con Sade como principal referente, pero también Luther Vandross o Anita Baker. Sensualidad que no solo debemos entender como sinónimo de sexo –que también: las apelaciones a la anatomía son constantes–, sino más bien de intimidad: susurros, miradas, caricias, confesiones y abrazos son el ecosistema en el que se desarrollan las historias de deseo, pero también de miedo, inseguridad y desesperanza, de Milosh.
En el plano de la cuasi-balada, ‘Blood’ llega a ser algo monocorde, con cortes que, pese a su innegable elegancia, recuerdan demasiado a otros pasajes del disco más carismáticos (‘Song for You’ y ’Blood Knows’ lastran el conjunto del álbum). En ese sentido, ‘Woman’ ganaba la partida porque ofrecía más variedad y, por tanto, se hacía más dinámico. Pero eso no quita que Rhye alcance momentos de auténtica sublimación en cortes como ‘Please’, ‘Stay Safe’ o ‘Sinful’ (una especie de reprise de ‘Taste’ con un tratamiento instrumental distinto al resto que se agradece horrores) que, en este caso sí, son perfectamente identificables y pugnan por ser lo mejor de un disco que funciona maravillosamente bien en conjunto, con algunos destellos puntualmente irresistibles. Quizá, se echa en falta alguno más de estos.
Calificación: 7,4/10 Lo mejor: ‘Taste’, ‘Please’, ‘Count to Five’, ‘Stay Safe’ Te gustará si te gustan: Sade, How To Dress Well, Kindness, Anita Baker Escúchalo:Spotify
Este viernes 2 de febrero se publican varios singles destacados, entre ellos el de Iggy Azalea con Quavo de Migos, ‘Savior’, que sin embargo ya ha llegado a la red, al ser ya viernes en Oceanía. La canción arranca con Azalea cantando la frase “been around the world, ya ya ya”, una melodía que extrae, lo has adivinado, de ‘All Around the World’, el exitazo de Lisa Stansfield de 1989.
‘Savior’ es una canción de ritmo caribeño, más en el estilo de Drake que en el de J Balvin, y con un punto oscuro en sus sonoridades electrónicas que puede recordar a ‘Bon Appétit’; en el que Azalea combina melodías cantadas con versos rapeados y nos canta sobre su búsqueda de un amor que la salve. La canción tiene bastante gancho -esos cánticos “na na na eh”- y su producción es bastante elegante: la duda es cómo encajará el público un gancho “sampleado” tan obvio como el de ‘All Around the World’.
‘Savior’ es un nuevo intento de Azalea por recuperar el éxito de antaño. Ninguno de sus canciones recientes, la durilla ‘Mo Bounce’ y la más amable ‘Switch’ con Anitta, han logrado gran repercusión en ninguna lista oficial o en streaming, con la mala suerte que para la segunda se llegaba a realizar un videoclip que más tarde se cancelaba, tras filtrase en la red. Nada se sabe, por tanto, de aquel disco titulado ‘Surviving the Summer’ en el que supuestamente Iggy está trabajando.
Curiosamente, ‘Savior’ coincide por poco con la salida del nuevo single de Stansfield, ‘Everything’, publicado el 8 de enero.