Inicio Blog Página 1020

Muere France Gall, intérprete de la eterna ‘Poupée de cire, poupée de son’

5

Le Figaro confirma este domingo la muerte de France Gall, una de las cantantes más queridas de Francia, a causa del cáncer. Tenía 70 años. Gall ha fallecido pasadas las 10 de la mañana en París, como ha confirmado su agente Geneviève Salama. “Estas son unas palabras que jamás hubiéramos querido pronunciar”, ha expresado Salama en un comunicado. “France Gall se ha unido al Paraíso blanco el 7 de enero, después de haber desafiado durante 2 años, con discreción y dignidad, la recurrencia de su cáncer». Gall era ingresada recientemente de urgencia debido a una “infección severa”.

Gall será por siempre recordada por su eterna ‘Poupée de cire, poupée de son’, canción con la que ganó en 1965 el Festival de Eurovisión -representando a Luxemburgo- y que compuso Serge Gainsbourg, con quien entabló una relación profesional muy temprana. Gainsbourg fue de hecho compositor del segundo single de la carrera de Gall (previo a “Poupée de cire”), ‘N’écoute pas les idoles’, que fue número uno en Francia durante tres semanas. En esta etapa de su carrera, Gall era conocida por su voz dulce y personalidad naíf (todo un precedente para cantantes como Alizée), por lo que no tardó en interpretar canciones infantiles, a menudo a regañadientes, como fue el caso de ‘Sacré Charlemagne’, que a la postre vendería 2 millones de copias.

Con tan solo 21 años, ya desligada de la época ye-yé, la carrera de Gall haría aguas en los años de la psicodelia, que serían decisivos a su vez para su vida, pues en esta etapa conocería a quien sería su marido durante décadas, el compositor Michel Berger, fallecido en 1992. El siguiente gran éxito de Gall llegaría en los ochenta, con una ‘Ella, elle l’a’ dedicada a Ella Fitzgerald que sería un hit en Europa, y que en la década de los 2000 popularizaría -en clave dance- la belga Kate Ryan. Es, de hecho, la canción más escuchada de Gall en Spotify, con cerca de 6 millones de reproducciones. Le siguen otros éxitos tempranos como ‘Il jouait du piano’ o ‘Laisse tomber les filles’. Con todas ellas os dejamos.

La Canción Del Día: ‘IDGAF’ será el decisivo hit post-‘New Rules’ de Dua Lipa

9

Dua Lipa prepara nuevo single tras el exitazo de ‘New Rules’. Su elección es obviamente ‘IDGAF’, que ya era una de las canciones más escuchadas de su disco antes de petarlo en todo el mundo ‘New Rules’. Con ‘IDGAF’, ya serán ocho los singles que conozcamos del álbum debut de Lipa -a pesar de que ha sido el séptimo el único que ha logrado verdadera repercusión internacional- y dado que un vídeo llamativo y apto para el “replay” alzó ‘New Rules’ a los cielos, se espera Lipa guarde un nuevo as en la manga para ‘IDGAF’. El vídeo sale ya, el próximo viernes 12 de enero.

Al contrario que ‘New Rules’ o ‘Hotter than Hell’, ‘IDGAF’ no es dance, sino que más bien presenta una fusión entre pop acústico (ese rasgueo de guitarra un poco ‘Love Yourself’), rock (esas percusiones aptas para estadios) y un pop clásico que a través de su pre-estribillo “I cut you off” remite vagamente a los cánticos “six foot seven foot eight foot bunch” de ‘Banana Boat (Day-O) de Harry Belafonte, lo cual tiene sentido cuando descubres medio hundida en la producción un sutil piano doo-wop, muy años cincuenta.

En cuanto a la letra, ‘IDGAF’ nos habla de un amor que Dua Lipa ya no quiere ver ni en pintura. Ha aprendido la lección de su single anterior. “Veo que te quieres acercar a mí, te veo poniéndote de rodillas, cariño, me importa una mierda” es el lema de esta canción con estribillo grande y tabernero, apto para cantar en colectivo, que promete abrir a Lipa a otros públicos menos interesados en el pop. Avisamos: cuando antes te la aprendas, mejor.

‘The Disaster Artist’: James Franco hace su mejor película sobre una mala película

33

¿Cómo es posible la existencia de una película como ‘The Room’? ¿Cómo alguien, en 2003, en Hollywood, tras más de cien años de historia del cine y con un presupuesto holgado, fue capaz de rodar algo así en serio, con tal grado de ineptitud y sinceridad, tomando tantas decisiones equivocadas? A esas preguntas intenta responder James Franco en ‘The Disaster Artist’, sin duda, su mejor película como director hasta la fecha.

Se ha comparado frecuentemente a Tommy Wiseau, el creador de ‘The Room’, con Ed Wood. Pero tienen poco que ver. El director de ‘Glen o Glenda’ tenía muy mala letra y escribía con un boli barato al que se le salía la tinta. Sin embargo, conocía más o menos la gramática cinematográfica y tenía algo parecido a una voz propia. Wiseau, en cambio, no. El enigmático director (no se conoce bien su origen ni la procedencia de su fortuna) contaba con una pluma estilográfica cara (‘The Room’ costó seis millones de dólares, casi el doble que ‘Elephant’ o ‘Lost in Translation’, por poner dos ejemplos de peliculones de ese mismo año), y con ella escribió lo que le dio la gana y como le dio la gana. Financió este melodrama “inspirado” en Tennessee Williams, escribió el guión, lo interpretó, dirigió y distribuyó. Sin embargo, es como si la hubiera rodado sin haber visto una película en su vida. ‘The Room’ no es la típica serie z cutre y psicotrónica. Es otra cosa. Una anomalía. Un honesto desastre en tiempos de postureo resabiado.

Para “explicar” esta singularidad, Franco no escoge el camino fácil. Lo sencillo hubiera sido burlarse de la película con una sonrisa condescendiente en la cara y guiñando mucho el ojo al espectador (como hacen los cientos de vídeos que hay en Internet enumerando sus defectos). Pero el director escoge otro enfoque. Se aproxima a Wiseau (a quien interpreta) y al rodaje de ‘The Room’ (imprescindible haberla visto antes o hacerlo después) con ojos fascinados, intentando desentrañar un enigma: ¿quién es este tipo y por qué ha hecho algo así?

‘The Disaster Artist’ parece una comedia porque ‘The Room’ es involuntariamente muy graciosa y su director un personaje de lo más excéntrico e inepto, pero en realidad es un drama sobre la amistad, los sueños rotos y la creación artística. La película comienza como un tierno bromance entre dos aspirantes a actores (Greg Sestero está interpretado por Dave Franco, hermano de James), continúa como un divertido “cine dentro del cine” (se reconstruyen algunas de las secuencias más míticas de la película original), y termina como una punzante reflexión sobre la imprevisibilidad del arte y lo inestable de sus categorizaciones. Y es que, ¿acaso no es igual de difícil hacer una película muy buena que una rematadamente mala? ¿No son las dos experiencias igual de inolvidables para el espectador? 8

The New Pornographers / Whiteout Conditions

1

La ausencia de dos miembros originales como el batería Kurt Dahle y, especialmente, el compositor, vocalista y guitarrista Dan Bejar (Destroyer) en ‘Whiteout Conditions’ podría haber hecho mella en el supergrupo New Pornographers. Afortunadamente, en este séptimo álbum hacen valer su condición de “super” y demuestra que la suma de talentos de AC Newman, Neko Case, Kathryn Calder, John Collins y demás da de sobra para armar un disco notable a todos los niveles. El séptimo álbum de los canadienses va sobrado de buenas canciones, obviamente encabezadas por los singles ‘High Ticket Attractions’ y ‘This Is The World Of Theatre’ –directamente destinadas a un hipotético y disputado Top 10 de sus mejores temas– y mantiene la cara muy alta al último disco con Bejar, el también notable ‘Brill Bruisers‘.

Pero, como decíamos, van sobrados: desde la impetuosa apertura con ‘Play Money’ y ‘Whiteout Conditions’ hasta el vibrante –aunque levemente más tibio– cierre de ‘Clockwise’ y ’Avalanche Valley’, pocos peros se pueden poner al power pop de ‘Darling Shade’ y ‘Colosseums’, a la fantasía fleetwoodmac-iana de ‘We’ve Been Here Before’ o a los intrincados juegos vocales, marca de la casa, de ‘Second Sleep’ –uno podría quedarse a vivir para siempre en ese intercambio de be awake for a whiles de su coda–. No hay sorpresas –tampoco lo es que algún corte, como ’Juke’, quede algo por debajo del nivel del resto del disco, suele ocurrir en casi todos sus discos– en ‘Whiteout Conditions’ y, en el caso de New Pornographers, eso es una noticia fantástica. Y, teniendo en cuenta sus casi dos décadas de trabajo intachable, casi un milagro de la música contemporánea.

Calificación: 7,6/10

Lo mejor: ‘High Ticket Attractions’, ‘This Is The World of Theatre’, ‘Whiteout Conditions’, ‘Second Sleep’

Te gustará si te gustan: Spoon, Broken Social Scene, Death Cab For Cutie

Escúchalo: Spotify

Regalamos 2 vinilos de colores para ‘Jägermeister Galaxy Hunter’ de Nightcrawler

2

Además de un disco notable como ‘Beware of the Humans‘, Nightcrawler ha editado una banda sonora para un videojuego (!) de 5 temas llamada ‘Jägermeister Galaxy Hunter’ en un vinilo verde o naranja (hay en total 250 de cada color) que, además, no suena a rayos como tantos otros vinilos de colores, como hemos podido comprobar. Ayer hablábamos con su autor sobre este EP relatando cómo había trabajado en estas canciones a propósito, pensando por ejemplo en la música para acompañar el momento en que le das a «start» y comienza el juego.

Nightcrawler indicaba que este EP «es más estilo synthwave con sonidos más retro que evocan a los 80s y entornos cósmicos» mientras en el resto de su discografía aparecen otro tipo de influencias. Además, destacaba la última pista, ‘Galactica’, de la que un «edit» pasará a formar parte de sus directos. La máquina «arcade» emula «las típicas máquinas de bar de los 80’s, las de las salas recreativas». Según la nota de prensa, lo hacía «como un guiño a la época en la que nació el culto a la cultura pop que tantas reminiscencias tiene actualmente en la vida cultural y artística; desde lo cinematográfico a lo musical y estético».

Continúa la nota diciendo: «Los programadores del estudio Chloroplast escucharon las referencias editadas por el productor de electrónica Nightcrawler, y construyeron una realidad digital inspirada por los paisajes y la cultura Synth-Pop y el género de ciencia ficción, que está en el ADN de la música del productor catalán. Una vez Nightcrawler vio los primeros bocetos del videojuego empezó a componer la música que finalmente terminaría formando parte de la banda sonora del videojuego, trabajando codo a codo con los informáticos de Chloroplast estudio».

JENESAISPOP regala 2 vinilos de color verde o naranja a aquellos que respondan de manera más divertida y original a la siguiente pregunta: «¿Por qué crees que mereces este vinilo?». Las respuestas han de enviarse a jenesaispop@gmail.com.

Chiquetete desata las bromas en la red tras desvelar que no es Melchor ante un grupo de niños

3

El cantante de flamenco Chiquetete, conocido por canciones como ‘Esta cobardía’ (recientemente versionada por Las Chillers), es “trending topic” el día de Reyes pero nos preocupéis, no le ha pasado nada: a quien le ha pasado algo es a los niños de un colegio de Sevilla que se sentaban ante él y los otros Reyes Magos en un auditorio a espera de sus regalos.

Durante el evento, Chiquetete ha encarnado a Melchor, pero parece que harto del calor y de la mentira de la interpretación, ha decidido quitarse corona y barba y desvelar a los niños que él no es ninguna majestad venida de Oriente, sino un cantante llamado Chiquetete. Sus palabras han sido: “Yo he trabajado en muchas partes del mundo y he trabajado en partes muy pobres. Yo soy cantante, yo soy Chiquetete”. A continuación, se ha arrancado a cantar una parte de ‘Esta cobardía’.

Por supuesto, el surrealista acontecimiento no ha pasado desapercibido en redes sociales, donde la revelación de Chiquetete está dando lugar a multitud de memes y bromas. Una de ellas anuncia: “Y en un inverosímil giro de los acontecimientos, quien fulmina la ilusión de los tiernos infantes no es una “drag queen” en una carroza, sino el mismísimo Chiquetete”. Las sorpresas de la Navidad…

Las mejores películas de 2017

60
1
Maren Ade

tonierdmannComo viene siendo habitual (ya nos ocurrió con ‘Carol’), nuestra película favorita de este año… es del año anterior. La “rapidez” de la distribución en España ha hecho que ‘Toni Erdmann’, presentada en Cannes en 2016, encabece nuestro top de mejores películas estrenadas en 2017. La tercera película de Maren Ade (‘Los árboles no dejan ver el bosque’, ‘Entre nosotros’) es una de las grandes comedias de los últimos años. Un filme de una enorme ambición dramática que, partiendo de una base tan poco nutritiva para el humor como es el realismo social, va creciendo y desplegándose en insospechadas ramificaciones: de la screwball comedy al posthumor, de ‘La fiera de mi niña’ a Andy Kaufman, del drama grotesco a la comedia de situación, del choque generacional (padre-hija) al cultural (Alemania-Rumanía). La película pasa de la incomodidad a la ternura, de lo trágico a lo cómico, con la misma naturalidad con la que el protagonista se pone unos dientes postizos. Son casi tres horas de duración, pero podrían ser treinta. El ritmo no decae en ningún momento, su potencia cómica se mantiene intacta, su fuerza satírica se desborda, y su capacidad para conmover no deja de crecer hasta su extraordinaria parte final. Peliculón.

2
Barry Jenkins

moonlightNo podía faltar. La sorprendente ganadora del último Oscar a la mejor película es uno de los mejores dramas estrenados en 2017. Aunque su premisa no es muy original (la sombra de ‘Brokeback Mountain’ y del “gays en contextos insólitos” es demasiado evidente), la poderosa narración de Barry Jenkins y la excelente interpretación de los actores la eleva por encima de su argumento. El director juega de forma muy hábil con nuestros prejuicios (incluidas nuestras ideas preconcebidas como espectadores) y con el contraste entre el entorno donde se mueven los personajes y los sentimientos que expresan (atención a la banda sonora de Nicholas Britell). El resultado es un conmovedor drama iniciático sobre la construcción de una identidad, un relato lleno de hallazgos de puesta en escena que se puede resumir en la fabulosa secuencia, rodada a ras de agua, entre Mahershala Ali y el niño protagonista. Fabulosa.

3
Jordan Peele

dejame-salirQuién iba a decir que una compañía especializada en cine de terror iba a producir una de las mejores películas del año. La Blumhouse lo ha conseguido. En realidad, ‘Déjame salir’ no ha hecho sino recordarnos que el cine de terror es un género privilegiado para detectar y dar forma (monstruosa) a las tensiones políticas y sociales que subyacen más o menos latentes bajo nuestra realidad. La potencia satírica de la película de Jordan Peele es apabullante. El director ironiza sobre los conflictos raciales y la hipocresía liberal con la misma saña con la que Jason apuñala jóvenes promiscuos (la frase pretendidamente legitimadora “habría votado a Obama una tercera vez” seguirá retumbando mucho tiempo en nuestro cerebro). La combinación de comedia costumbrista tipo ‘Adivina quien viene esta noche’ o ‘Los padres de ella’, con temas y personajes clásicos del género de terror como el mesmerismo, los zombis de tradición haitiana, el mad doctor o las comunidades raritas tipo ‘La semilla del diablo’ funciona como el reloj de un hipnotizador.

4
Denis Villeneuve

blade-runner-2046_Ocurre pocas veces. Las “películas más esperadas del año” suelen decepcionar. Sobre todo si son secuelas, reboots o remakes de títulos clásicos. Por eso, cuando “la película más esperada de 2017” (con permiso de ‘Star Wars VIII: Los últimos Jedi’) no solo está a la altura de la expectativas sino que las supera –como ocurrió hace dos años con ‘Mad Max: Furia en la carretera’–, es como para aplaudir, hacer reverencias y gritar “gracias, gracias, gracias” todo a la vez. ‘Blade Runner 2049’ es una experiencia sensorial extraordinaria. La variedad de escenarios (a cual más expresivo y sugerente), imaginería ciberpunk, efectos visuales y texturas sonoras (incluyendo una muy eficaz banda sonora vangelisiana de Hans Zimmer) consiguen crear un ambiente único, irrepetible. Quizá no sea tan poético como el logrado por Ridley Scott en su ‘Blade Runner’, pero sí igual de hipnótico, melancólico y desasosegante.

5
Jeff Nichols

loving‘Loving’ está basada en una historia peligrosamente inflamable, un suceso real que en manos de otro director hubiera explotado en la pantalla a base de excesos melodramáticos y retórica solemne. Jeff Nichols, al contrario, cierra el plano sobre la pareja protagonista y extrae toda la fuerza dramática del contexto a través de su intimidad. El director nos hace vivir su historia como si estuviéramos a su lado, no mirándola desde arriba. Un drama contado en voz baja que no duele por el impacto de unos pocos golpes, sino por la presión constante sobre la herida. Nichols no nos dice dónde tenemos que conmovernos. La película fluye como la tranquila vida de los protagonistas (impresionantes Joel Edgerton y la nominada al Oscar Ruth Negga) hasta que un detalle de la puesta en escena, un gesto de los actores o una frase (“Dígale al juez que quiero a mi mujer”), te encoge el corazón.

6
Christopher Nolan

captura_de_pantalla_2017-07-30_a_las_13_30_59En 1998, Spielberg rodó una de las secuencias clave del cine contemporáneo: el desembarco de Normandía de ‘Salvar al soldado Ryan’. Veintitrés minutos de hiperrealismo audiovisual que cambiaron el cine bélico (y el de acción) para siempre. Casi veinte años después, Christopher Nolan ha querido ir más allá: rodar su “desembarco de Normandía” en cien minutazos, ofrecer una experiencia puramente sensorial durante todo el metraje de la película. El director ataca su película como si fuera un ejército: por tierra, mar y aire. Y cada uno a su debido tiempo: una semana, un día y una hora. Tres puntos de vista distintos que proporcionan a la película una sensación, por un lado, de vértigo narrativo (muy acorde con la desorientación que sufren los soldados en el fragor de la batalla), y por otro, de relato completo, de estructura capaz de abarcar e integrar todos los aspectos de una operación militar.

7
Damien Chazelle

mypictr_380x225-1La sorprendente perdedora de los últimos Oscar es una película fabulosa. No es solo un emotivo homenaje al musical clásico de Hollywood, sino principalmente a las películas musicales francesas que hicieron juntos el director Jacques Demy y el compositor Michel Legrand, en especial ‘Los paraguas de Cherburgo’. También a los melodramas en cinemascope del Hollywood de los 50, con ‘Rebelde sin causa’ como referencia explícita. Damien Chazelle recoge todas estas influencias y las plasma de manera admirable, consiguiendo un equilibrio perfecto entre la ironía y la melancolía, entre la tradición y posmodernidad. También es una lúcida reflexión acerca de las dificultades para perseguir y compaginar los sueños profesionales con los sentimentales, para compatibilizar el arte con la vida. ¿Dónde está el punto de equilibrio, el lugar exacto donde la renuncia se transforma en contrapeso y no en lastre?


El griego Yorgos Lanthimos se ha convertido en los últimos años en uno de los directores clave del cine de autor gracias a las múltiples lecturas sobre la sociedad que esconden cintas como ‘Canino‘ o más recientemente ‘Langosta‘. La represión en el núcleo familiar hasta conseguir anular a una persona, el totalitarismo o la presión de la sociedad para que todo el mundo tenga pareja han sido algunos de sus temas fetiche. En su última película, vuelve a centrarse en un núcleo familiar, en este caso formado por los personajes de Colin Farrell, Nicole Kidman y sus hijos. Ellos son el centro de atención, solo que esta vez no sirven como metáfora de los males de nuestra sociedad, a menos que entendamos aquí una reflexión sobre nuestra responsabilidad de cara a las consecuencias de nuestras adicciones, ahora que hay quien se ve capaz de mencionar el alcohol públicamente como excusa para justificar sus actos. Un filme visualmente deslumbrante y con un discurso, inspirado en Eurípides y la Biblia, arrollador.

9
Kenneth Lonergan

manchester‘Manchester frente al mar’ está protagonizada por un personaje sumamente antipático, un hombre al que poco a poco iremos conociendo y comprendiendo. El director utiliza las convenciones del melodrama familiar -la vuelta a casa, los conflictos paternofiliales- para acabar retorciéndolas a base de pequeños arañazos de humor, y golpeándolas por medio de hirientes y reveladores flashbacks. La música barroca y el escenario donde se desarrolla la historia, el húmedo y gris pueblo bostoniano que da título a la película, le sirven al director como espacios metafóricos, lugares de gran carga simbólica que alimentan este desolador drama sobre la culpa y la ¿imposibilidad? de redención. Lonergan sigue demostrando su enorme talento para la construcción de personajes complejos, de gran profundidad psicológica, y para la dirección de actores. Como muestra, la impresionante secuencia del “reencuentro” entre los personajes de Affleck y Michelle Williams.

10
Claude Barras

coutgette

Adaptación de la aplaudida novela de Gilles Paris. El talento narrativo de Céline Sciamma unido al del animador especialista en stop motion Claude Barras ha dado como resultado una joya del cine de animación. Evocando la estética del dibujo infantil, la expresiva animación de Barras le va como el queso al calabacín a esta tristísima historia de orfandades y primeros amores. Pero esto no es Bambi. ‘La vida de Calabacín’ es un aterrador catálogo de infancias destrozadas, de casos de maltrato infantil. El emotivo retrato de un grupo de niños marcados que convivirán en un orfanato que no tiene nada de victoriano. Al contrario, la película defiende el papel de las instituciones como espacios de protección social. Lugares cálidos y acogedores, donde suenan canciones de Sophie Hunger, se celebran fiestas de disfraces y se hacen excursiones a la nieve.

11
Darren Aronofsky

madre-lawrence-aronofskyEl signo de admiración del título es la mejor metáfora de la película. ‘Madre!’ es Polanski!, Buñuel!, Von Trier!. Es ‘La semilla del diablo’ narrada entre dolores de parto, ‘El ángel exterminador’ contada con cuarenta de fiebre o ‘Anticristo’ vista con los ojos desorbitados por el miedo. Aronofsky no engaña a nadie: toda la película está concebida como un inmenso grito, la puesta en escena de un alarido cósmico que hace retumbar el universo. ‘Madre!’ comienza como un thriller de invasión doméstica, un ‘De repente, un extraño’, y acaba… como acaba. Al igual que hizo en ‘Cisne negro’, su otra película polanskiana, Aronofsky demuestra su enorme habilidad para transmitir inquietud y angustia. La cámara se pega a Jennifer Lawrence y nosotros subimos al calvario con ella. Cada vez que violan su espacio es como si nos respiraran desde atrás en el cine, cada vez que la golpean tenemos que cambiar de postura en la butaca.

12
Patty Jenkins

wonderwoman‘Wonder Woman’ es ligera como un yogur desnatado, pero sabrosa como los que llevan trocitos. Patty Jenkins le ha quitado toda la grasa visual y narrativa que engordaban las películas de Nolan (colesterol bueno) y Snyder (colesterol malo), y que estreñían tanto a sus personajes (siempre con un rictus de mal evacuar), y la ha dejado fina y fibrosa como el cuerpo de Gal Gadot. La película es tan intrascendente, desprejuiciada y naif que parece hecha en los 80. Gadot nos atrapa con su lazo luminiscente. La Mujer Maravilla que encarna la escultural actriz israelí (¡menudo acierto de casting!) no ha acabado convertida en una Lara Croft de grandes tetas o en una Catwoman en permanente estado de celo. Y es de agradecer. Unos pechos digitales bamboleantes no nos hubieran dejado ver el enorme encanto y fuerza que desprende el personaje, ni escuchar su irresistible acento. Con la faldita ya es más que suficiente. Eso sí, la distancia que hay entre el objeto sexual y el tan cacareado icono feminista sigue siendo más grande que la que hay entre Londres y Temiscira.

13
Carla Simón

veranoLa película española del año. ‘Verano 1993’ es un terrible drama autobiográfico, lleno de potencia expresiva y capacidad emotiva, narrado por Simón con extrema sensibilidad y enorme sutileza. Un drama íntimo y localista que, sin embargo, admite una lectura social y global. Secuencias como la de la herida en la rodilla, la charla en la carnicería o la conversación final sobre la causa de la muerte de los padres, ponen el acento en el miedo, el desconocimiento y los estigmas asociados al VIH. Frida (Laura Artigas) es heredera de la Ana Torrent de ‘Cría Cuervos’. La afortunada decisión de la directora de adoptar el punto de vista de la pequeña huérfana consigue que el espectador, como en la obra maestra de Carlos Saura, haga suyo el recorrido que hace la niña desde la incomprensión de la muerte y sus problemas de adaptación a un nuevo entorno, hasta su catártica asunción.

14
Kelly Reichardt

certainwomenLa última película de Kelly Reichardt, estrenada directamente en DVD (ninguna de sus películas se ha estrenado comercialmente en cines en España), es una maravilla. ‘Certain Women’ es una adaptación de tres relatos de la escritora Maile Meloy. Laura Dern, Michelle Williams y Kristen Stewart (sin olvidar a la desconocida Lily Gladstone, toda una revelación) interpretan a tres mujeres de Montana cuyas vidas están atravesadas por un sentimiento común: la soledad. Tres historias invernales, impregnadas de malestar femenino (y feminista), y narradas como es habitual en la directora de ‘Old Joy’ y ‘Wendy and Lucy’: en voz baja y con una extrema delicadeza. Reichardt demuestra que a veces un silencio, una mirada, o el reflejo de un rostro en el parabrisas tienen más potencia dramática y capacidad para conmover que cien violines atronando mientras la protagonista berrea con el rimel corrido.

15
Noah Baumbach

meyerowitzNoah Baumbach sigue una estrategia narrativa parecida a la que empleó hace dos años en ‘Mistress America’. En aquella, el director intentó conjugar la comedia melancólica con la alocada screwball comedy. Los resultados fueron desiguales. En ‘The Meyerowitz Stories’ (estrenada en Netflix) lo ha vuelto a hacer, pero le ha salido mucho mejor. Los Meyerowitz son algo así como unos Tenenbaums con ropa aburrida, una “familia sin genios” (des)integrada por un padre en permanente estado de cabreo (estupendo Dustin Hoffman) y tres hermanos en permanente estado de crisis existencial (fabulosos Ben Stiller, Adam Sandler y la menos conocida Elizabeth Marvel). Unos personajes que le sirven al director para hacer un retrato a la vez tierno, cómico y punzante sobre una familia de artistas de Manhattan cuyas carreras se frustraron demasiado pronto.

16
Julia Ducournau

crudoLa directora Julia Ducournau utiliza un escenario presto para una película de zombis y la estética y el trasfondo anti-bullying de ‘Carrie’ para hacer una reflexión más siglo XXI sobre el acoso escolar, reflejado en las salvajes novatadas de una facultad de Veterinaria; y sobre todo sobre el despertar del deseo sexual y del paso de la adolescencia a la vida adulta. Caen de soslayo críticas a la educación tanto en el núcleo familiar como en el estudiantil. ¿De verdad pasan en las facultades de Francia de 2017 las cosas que aparecen en esta película? El uso de esa facultad de Veterinaria puede ser un truco muy de debutante (como el giro final) pero la verdad es que resulta el escenario perfecto para retratar el lado animalesco del ser humano (esa escena en la que los alumnos parecen ganado), la solidaridad de algunos con los animales pero no con nuestros iguales o las consecuencias de la represión.


Gustavo Salmerón, el pequeño de una familia con muchos hijos, que tuvieron de mascota a un mono y vivieron en un castillo, grabó a su madre durante catorce años. En total, cuatrocientas horas de imágenes y sonidos de Julia Salmerón. Un tesoro. El director las ha sintetizado en noventa minutos. El resultado está a la vista: una de las propuestas más sorprendentes y sugestivas del último cine español. De forma muy hábil, el director articula su documental por medio de una excusa argumental que es toda una declaración de intenciones: la búsqueda de las vértebras de su bisabuela asesinada en la guerra que su madre había guardado como reliquia familiar. De esta manera, uniendo lo emocional con lo esperpéntico, la tragedia con la comedia, Salmerón compone la columna vertebral de ‘Muchos hijos, un mono y un castillo’.

18
Asghar Farhadi

el-viajanteLa premisa argumental de ‘El viajante’ es irresistible: una pareja de actores, que está montando la obra cumbre de Miller, se ve obligada a mudarse de su piso ante el peligro de derrumbe por culpa de unas obras cercanas. A través de un compañero, alquilarán un piso donde todavía están las cosas de su antigua y misteriosa inquilina. Estamos, de nuevo, en el territorio donde mejor se mueve Farhadi. Eso que se ha dado en llamar thriller social o neorrealista. Un drama con suspense en el que el director juega constantemente con la percepción, las simpatías y las expectativas del espectador. Como en sus anteriores películas, Farhadi levanta sus historias sobre grandes y complejos dilemas morales que, a su vez, reflejan las contradicciones de la sociedad donde se desarrollan. Como dice el propio director: “Así es la vida real: voluble y parcial. No puedes estar seguro de nada. Nunca puedes olvidar que lo que percibes es lo que te lleva desde tu ángulo, desde tu punto de vista”.


En su última película, Lynne Ramsay ha vuelto a contar con los dos nombres que brillaron en ‘Tenemos que hablar de Kevin’: Joe Bini, montador habitual de los filmes de Werner Herzog, y Jonny Greenwood, integrante de Radiohead. Gracias a su fabulosa labor, la directora ha conseguido convertir ‘En realidad, nunca estuviste aquí’ en una intensa experiencia sensorial, un relato sórdido, roto y melancólico construido por medio de un montaje lleno de planos detalle (las cicatrices del cuerpo del protagonista), flashbacks (su terrible infancia y vivencias en la guerra), elipsis (muchas de las escenas violentas), y una música de enorme presencia y potencia expresiva. Realidad, recuerdos (quizás un exceso de traumas) y visiones se mezclan, a veces en una misma secuencia. El resultado es una película que funciona como los martillazos del protagonista: no se ven, pero se sienten.

20
Kleber Mendonça Filho

donya-claraDespués de debutar en el largometraje con ‘Sonidos de barrio’, el director brasileño más prometedor del momento vuelve con una historia donde se mezclan temas tan dispares como la familia, lo viejo y lo nuevo, el mobbing inmobiliario, las secuelas físicas y psicológicas de la enfermedad, el deseo sexual en la vejez, la memoria de los objetos, y la música (atención a la banda sonora). Todas estas cuestiones se muestran a través de la arrolladora presencia de la actriz Sonia Braga. Su excepcional interpretación de una mujer en la sesentena, ex crítica musical y única inquilina de un viejo y codiciado edificio en primera línea de playa, nos recuerdan los lamentos de Almodóvar a propósito de los pocos papeles que hay en el cine actual para mujeres de más de cincuenta años. Braga sería la excepción que confirma su afirmación: “los guionistas se están perdiendo un verdadero tesoro”.

21
Pepa San Martín

rara-sanmartin‘Rara’ es una anomalía dentro del cine de denuncia social (en este caso de la homofobia de las autoridades judiciales chilenas), una rareza. La directora Pepa San Martín ha conseguido sacar su película milagrosamente limpia de todo lo que habitualmente ensucia este tipo de propuestas: el maniqueísmo, la sensiblería, el dogmatismo, el victimismo autocomplaciente. Narrada de forma aparentemente sencilla, con una puesta en escena naturalista y un argumento aparentemente banal (dónde celebrar un cumpleaños de una chica de padres divorciados), ‘Rara’ es, sin embargo, de una sutileza y profundidad dramática extraordinarias. A través de la mirada “fuera de foco” de la adolescente protagonista, la directora nos enseña la realidad no como nos gustaría que fuera, sino tal como es: compleja, contradictoria e inaprensible.

22
Paco Plaza

veronica_paco-plaza‘Verónica’ es la mejor película dirigida en solitario por Paco Plaza, la que de forma más armoniosa conjuga las convenciones del género de terror contemporáneo hollywoodiense con un discurso muy personal de fondo. Si la miras directamente a los ojos, ‘Verónica’ es una eficaz película de miedo, un ‘Insidious’ o ‘Expediente Warren’ a la española, tan atractiva como enormemente convencional. Pero si la miras a través de un negativo fotográfico, como hacen las niñas protagonistas para ver un eclipse solar, apreciarás más cosas. Verás que ‘Verónica’ es una película sobre la pubertad; un relato de iniciación donde el miedo a crecer, el terror a asumir las responsabilidades adultas, genera monstruos. Una mezcla muy eficaz de costumbrismo y goticismo, calorazo mesetario y tormentas becquerianas, cansadas camareras de barrio y siniestras monjas ciegas, inspirada en el caso real del llamado “expediente Vallecas”.

23
Bruno Dumont

laaltasociedadComo ya hiciera en la miniserie de televisión ‘El pequeño Quinquin’, que fue estrenada en salas, el director Bruno Dumont hace la croqueta como uno de los personajes más divertidos de la película y se lanza playa abajo en busca de la comedia más alocada, excesiva y, a ratos, desconcertante que se pueda imaginar. A partir de un mcguffin policial que parece extraído directamente de la mencionada serie, el director desenrolla una historia donde cabe de todo: el amor interclasista con discurso anti-transfobia, la sátira sociopolítica, las apariciones marianas, las apariciones nudistas, la antropofagia y hasta la aerofagia como gran chiste surrealista de inspiración felliniana. Dumont ha pasado de cineasta de culto festivalero a recibir nueve nominaciones en los últimos Cesar. Y lo ha hecho sin renunciar a su insobornable estilo.

24
Yeon Sang-ho

traintobusanUno de los filmes de zombies más espectaculares y sorprendentes jamás rodados. El coreano Yeon Sang-ho se dio a conocer con dos notables cintas de animación: ‘King of Pigs’ y ‘The Fake‘. Ahora, con su “salto” a la imagen real, ha devorado la taquilla de su país más rápido que los zombis de su película se tiran al cuello de quienes tienen delante. ‘Train to Busan’ es una exhibición de talento visual, coreográfico y rítmico, un entretenidísimo viaje en tren de alta velocidad por una Corea apocalíptica cuyos pasajeros tendrán que volver a los viejos valores –solidaridad, generosidad- para sobrevivir al virus del capitalismo salvaje. Aunque hay que pagar el peaje de escuchar berrear a una niña durante gran parte del trayecto (las partes melodramáticas dan más miedo casi que las terroríficas), el sacrificio merece mucho la pena.

25
Javier Calvo y Javier Ambrossi

lallamada‘La Llamada’ es una estupenda ópera prima que probablemente se convierta en un “happy place” para muchos espectadores, y que consigue hablar con naturalidad sobre una generación, sí, pero, más que otra cosa, sobre arriesgarse, sobre perseguir lo que uno quiere y sobre no renunciar a lo que hace especial. “Dicen que cuando te haces muy famoso, dejas de tener contacto con la realidad, te ríe todo el mundo las gracias y pierdes un poco el norte”, nos decía Calvo cuando les entrevistamos. Nosotros esperamos que la cada vez mayor popularidad de estos chicos (nunca se sabe con la taquilla, pero todo indica a que con ‘La Llamada’ Los Javis no van a “intentarlo”, como María y Susana, sino que van a petarlo) no tenga este efecto negativo en ellos, porque necesitamos proyectos así de frescos y auténticos entre tanto precocinado audiovisual. La música hace milagros. Como que (casi) te entren ganas de ir a un campamento de monjas. Pero solo si son como estas

Las “Reinas Magas” de Vallecas interpondrán denuncias por “incitación al odio y a la violencia” tras el éxito de su carroza

15

La Prohibida, Roma Calderón y Dnoé Lamiss finalmente han desfilado en la cabalgata de Reyes Magos de Vallecas, tras la absurda polémica que su carroza ha suscitado en los últimos días, debido a que se ha considerado inapropiado que en un “evento infantil” se reivindiquen los derechos LGBTI+; polémica suscitada en parte por una extraña confusión según la cual las “Reinas Magas” aparecerían en el desfile vestidas de “drag queen”, cuando desde el principio iban a hacerlo vestidas en pijama o disfrazadas de peluche, como se decidió en noviembre. Una confusión que, no obstante, ha vuelto a destapar la homofobia latente en ciertos sectores de la sociedad española, compuestos en parte por personas directamente instaladas en el Gobierno, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

La carroza de Orgullo Vallekano, que evidentemente no sustituyó a la carroza principal, como se llegó a extender, sino que desfiló adjunta a ella, fue un éxito, y tras su celebración, La Prohibida ha confirmado en Twitter que Calderón, Lamiss y ella no pasarán por alto las decenas de amenazas y mensajes llenos de odio que han recibido en los últimos días a causa de la polémica, escribiendo que interpondrán las denuncias convenientes a partir del lunes: “A partir del lunes interpondremos las correspondientes denuncias por agresión verbal, amenaza de muerte, incitación al odio y a la violencia y difamación que hemos recibido estos días. Tenemos todas las cuentas y perfiles registrados”.

La Prohibida ha aprovechado sus tuits para recordar que el objetivo de su carroza junto a Roma Calderón y Dnoé Lamiss no era causar ninguna polémica, sino reivindicar la “diversidad racial, social y afectiva” en la sociedad madrileña y recordar que existe una lucha activa dentro de la Comunidad de Madrid para combatir el odio hacia la comunidad LGBTI+, una lucha que en su promoción de la igualdad naturalmente también tiene cabida -y posiblemente más que en ningún otro sitio- en un evento navideño como la cabalgata de Reyes Magos. Todo un atentado contra la inocencia…

Lana Del Rey inicia la gira de ‘Lust for Life’: tracklist, ausencias, sorpresas, vídeos…

9

Esta víspera de Reyes ha arrancado en Estados Unidos la gira mundial de Lana Del Rey, que llega a España en abril. ‘LA To the Moon’ ha iniciado su recorrido en Minneapolis, Minnesota y transcurrirá por Estados Unidos hasta finales de marzo, cuando aterrice en Australia. A Europa llegará a mediados de abril, con una primera cita en Milán. Todas las fechas, aquí.

Si de Setlist.fm hay que fiarse, ‘LA to the Moon’ presenta un saludable balance entre temas nuevos y antiguos, incluyendo hasta siete de ‘Lust for Life‘, entre ellos los que más o menos se esperarían (‘Love’, ‘Lust for Life’, ’13 Beaches’) y otros algo más sorpendentes (‘When the World Was at War We Kept Dancing’). No faltan clásicos como ‘Young and Beautiful’, ‘Summertime Sadness’, ‘Born to Die’, ‘Ride’ o ‘Video Games’ ni tampoco alguna “fan favorite” como la inédita ‘Serial Killer’.

Honeymoon‘ es el disco menos atendido de la gira, pues solo un tema de él aparece en el setlist (‘Music to Watch Boys to’), al que le sigue ‘Ultraviolence’ con solo un par, y ninguno de ellos es el single principal (‘West Coast’). Más sorprendente es todavía la posición de un tema de aquel disco como ‘Pretty When You Cry’ en el setlist, pues aparece en segundo lugar, dando a entender que es una canción importante para Lana en esta etapa de su carrera.

Setlist:

13 Beaches
Pretty When You Cry
Cherry
Born to Die (Scarborough Fair intro)
Blue Jeans
White Mustang
Happy Birthday Mr. President (video interlude)
National Anthem
When The World Was At War We Kept Dancing
Music to Watch Boys To
Lust for Life
Change
Black Beauty
Young and Beautiful
Ride (video interlude)
Ride
Ultraviolence
Love
Video Games
Summertime Sadness
Serial Killer
Off to the Races

La Canción del Día: Imagine Dragons y Khalid redondean juntos un 2017 perfecto de manera imaginativa

2

Puede que haya pasado desapercibido con la vorágine de la Navidad, el turrón y las fiestas de Año Nuevo, pero lo que han ideado Imagine Dragons y Khalid es un divertimento que no pasará a la historia por una incuestionable calidad pero sí como curiosidad. De un lado, la banda de Las Vegas ha conseguido un éxito totalmente inesperado con su single ‘Thunder’, que esta semana vuelve al top 5 del Billboard Hot 100… ¡después de 35 semanas! De otro, Khalid, toda una revelación tras arrasar con ‘Location’ y ‘Young Dumb & Broke’, cada una rondando los 400 millones de reproducciones en Spotify.

Y la brillante idea de ambos fue hacer un medley de ‘Thunder’ y «Young» en una ceremonia de premios, los American Music Awards, que decidían compartir de manera oficial en versión de estudio este mes de diciembre. No es muy habitual que dos canciones de éxito tan monstruoso, ambas entre lo más escuchado de 2017 en todo el mundo, decidan unirse de manera oficial, y lo cierto es que el resultado tiene su aquel. Si bien al principio ambas parecen ir a su puta bola, en la tercera estrofa las melodías confluyen a la perfección y es justo cuando Khalid entona, de manera muy apropiada, lo de «We have so much in common / We argue all the time», recalcando puntos en común y también su opuesto. A partir de ahí todo fluye, muy bien fusionado.

Además, la idea les está funcionando estupendamente, mejorando las posiciones de las dos canciones por separado en las listas, y también de manera conjunta. ‘Thunder / Young Dumb & Broke’ entra esta semana al puesto 69 de la lista estadounidense. Para ser un mash-up computando aparte, no está nada mal.

Mientras a Khalid le pudimos ver el año pasado como telonero de Lorde, Imagine Dragons visitan Barcelona y Madrid los días 6 y 7 de abril. Las entradas para Madrid se agotaron en 4 horas, pero en Barcelona aún quedan unas pocas de grada para el Palau Sant Jordi.

Kelly Clarkson / Meaning of Life

17

La autora de uno de los mejores villancicos modernos que existen (sí, se podía hacer un clásico de Phil Spector en el siglo XXI, y eso es ‘Underneath the Tree’) ha sacado en 2017 un disco decisivo en su carrera, el primero tras la extinción de su contrato post-American Idol. Al menos, ‘Meaning of Life’ tenía que ser decisivo para Clarkson, pero se queda lejos de conseguirlo al situarse en un conformismo muy propio de los “triunfitos” entre los que Clarkson se encuentra.

‘Meaning of Life’ vincula a Clarkson con los sonidos soul y R&B de su primer disco, pero en su saludable obsesión por la Motown, hace un homenaje blando e inofensivo, muy poco comparable por ejemplo al de otra aliada blanca de este sonido como Christina Aguilera en su opulento ‘Back to Basics’. Aguilera, quien co-escribió el primer single de Clarkson, ‘Miss Independent’, siempre ha sido Etta James donde Clarkson ha sido Aretha Franklin, pero donde Aguilera realizó un homenaje apasionante, ‘Meaning of Life’ se queda en tributo insípido. Hay momentos destacables, como la adorable ‘Slow Dance’, en que Clarkson canta sobre un hombre muy seguro de sí mismo, pero en quien ella solo ve a un “hombre asustado”, pero el conjunto es estéril y poco imaginativo, incluso cuando en ‘Go High’ se evita la típica balada de cierre para centrarse en un sonido que seguramente se piense más moderno de lo que es.

La primera mitad de ‘Meaning of Life’ es buena, lo que incluye la breve intro. El single principal, ‘Love So Soft’, realiza una estupenda fusión de soul y trap, hablándonos sobre la ilusión de un nuevo amor, ‘Heat’ es otro gran single que recupera las guitarras eléctricas amigas de Clarkson y ‘Move You’ es un single navideño perfecto, pero ninguno de estos singles cambiará el curso de la carrera de Clarkson y el resto del disco convence de esto mismo con canciones menores, cuatro de las cuales ha co-escrito la propia Clarkson, como ‘Whole Lotta Woman’, un tema pícaro pero olvidable, o el dramón sin sustancia de ‘Would You Call That Love’, co-escrito junto a Greg Kurstin. ¿Realmente este es el disco de Kelly Clarkson lleva esperando hacer toda su carrera?

Calificación: 5/10
Lo mejor: ‘Love So Soft’, ‘Heat’, ‘Move You’
Te gustará si te gusta: Rebecca Ferguson, Paloma Faith, Sam Smith
Escúchalo: Spotify

First Aid Kit te llevan a un baile de gala americano de los 80 en el vídeo de ‘Fireworks’

2

A pesar de ser suecas, por estilo First Aid Kit pasarían por estadounidenses también en Estados Unidos, sobre todo con canciones como ‘My Silver Lining’ o su reciente single ‘Fireworks’. Por eso, era de esperar que, en algún momento de su carrera, el dúo de hermanas compuesto por Klara y Johanna Söderberg realizara un videoclip inspirado en los bailes de gala típicos de los institutos americanos.

La canción afortunada ha sido ‘Fireworks’, uno de los adelantos de ‘Ruins’, el nuevo álbum del grupo, que se publica el 19 de enero y del que ya hemos escuchado también ‘Postcard’. En el vídeo, las hermanas lucen pelo cardado como en los 80, cantan melancólicamente desde su habitación e interpretan el tema en directo durante el baile de gala, evocando el sentimiento taciturno de la canción.

En Genius, el grupo ha escrito que la canción trata sobre “tener una convicción firme de hacia dónde vas y a quién quieres llevar contigo. Es sobre sentirse atrapada por tus propios sueños y planes, en tanto estos caen y te dejan sola en la línea de meta”.

‘Fireworks’ es otra de las buenas canciones de country-pop que hemos conocido de First Aid Kit desde su primer disco en 2010, ‘The Big Black and the Blue’. El timbre de las hermanas y sus melodías tradicionales las han convertido en una de las más interesantes exponentes de un estilo americano como el mencionado, como hemos dicho, a pesar de ser escandinavas.

Slowdive nos visitan en 2018

0

Pocos hubiéramos imaginado que Slowdive harían en 2017 uno de los mejores discos del año, más de dos décadas después -que se dice pronto- del lanzamiento del que hasta entonces era su último trabajo hasta la fecha, ‘Pygmalion’, editado en 1995. Pero sí, el reciente álbum homónimo de los británicos se ha alzado como su posible obra maestra.

Por eso, hay muchas ganas de ver a Slowdive en directo, y el grupo volverá a España en 2018 para presentarlo, concretamente en marzo. Las fechas serán el 6 de marzo en la sala Apolo de Barcelona y el 7 en Joy Eslava de Madrid. Las entradas ya están a la venta en Redtkt, Ticketmaster y La Botiga del Primavera Sound a un precio de 26 euros.

‘Slowdive’ se ha presentado con grandes canciones como ‘Sugar of the Pill’ o ‘Star Roving’, dos temas que se han sumado con dignidad al repertorio de clásicos del grupo, entre los que encontramos ‘Alison’, ‘When the Sun Hits’ o ‘Spanish Air’.

El pasado mes de mayo, JENESAISPOP compartía una entrevista con Simon Scott, integrante de Slowdive, quien sobre la influencia de Slowdive y el shoegaze nos contaba: “el shoegaze ha volucionado masivamente en algo que no es shoegaze, pero sí conserva una influencia. Y es muy hermoso. El shoegaze está definitivamente vivo y a tope”.

Ni la crean ni la destruyen: Wolf Alice manejan y transforman a su antojo la energía

3

Wolf Alice tenían una pequeña deuda con su público de Madrid. Pequeña porque el concierto que cancelaron el pasado verano –en el marco del Mad Cool– iba a ser el tercero en la capital en menos de dos años, que no está mal para la presentación de un primer disco; pero una deuda, al fin y al cabo. Lo bueno es que, ya entonces, Ellie Rowsell y los suyos prometieron volver con material nuevo, dado que el motivo de la cancelación era precisamente acabar su (a la postre) muy alabado segundo álbum: ‘Visions Of A Life’, un trabajo con el que se han merendado el mito ese del “difícil segundo disco”, y con el que se han superado prácticamente en todo. ¿Su fórmula? Un rock rebosante que tira lo mismo hacia terrenos grunge y aguerridos como hacia otros más poperos y coloridos. Siempre potente.

La clave de su éxito y de su aplaudida puesta en escena radica en un extraordinario manejo de la energía. Hacen suyo el axioma que dice que ésta no se crea ni se destruye, que solo se transforma, convirtiendo sus canciones en directo en vibrantes ejercicios de administración y manipulación de la fuerza, que siempre, de una forma o de otra, resulta abundante. La invierten en contracción y dilatación, en piezas de rock de ataque o contención y en temas de abierta espacialidad, vistiendo las canciones de cuero o desvistiéndolas de pasión con sentimiento. Esa especie de dualidad, presente en el disco, se manifestó ayer igualmente de manera inaugural al arrancar el concierto con la dupla ‘Heavenward’–‘Yuk Foo’ del nuevo disco: la primera con muchísima personalidad y proyección en bóveda, y la segunda como el arañazo de punk-pop iracundo que es, secundada además por una ‘You’re A Germ’ donde mantuvieron firme la garra.

Pero no solo es una cuestión de versatilidad, de aunar o alternar crudeza y emoción en sus canciones, sino que en la propia concepción global de su directo muestran una asombrosa capacidad para manejar y transformar la energía, que siempre fluye a borbotones en coágulos de rock constructivo. Y con ello, por supuesto, los tempos. A partir de ese inicio al ataque, los británicos dilataron su fuerza creando un cierto espacio (imagínenlo físicamente) con temas como ‘Your Loves Whore’, una muy emocional e intensa ‘St. Purple & Green’ –clavando esa delicada cadencia a medio tema– y ‘Don’t Delete The Kisses’. Un espacio (de space rock) donde después edificaron (o monumentalizaron) una ‘Planet Hunter’ carnal y oscura, potente y espectacular, una ligeramente ralentizada ‘Bros’, que ganó muchísimo en carisma y en esa épica que explica y conecta con la post-adolescencia, y una ‘Silk’ que no dejó de ensanchar y crecer, haciéndose cada vez más emocionante.

Una vez que Rowsell creó el espacio y elevó el ánimo del público a base de fuerza visceral, se dedicó a cabalgar en la cima interpretando ‘Lisbon’, en clave grunge pop, y una ‘Beautifully Unconventional’ colorida e imbatible (hola, Florence), para después volver a tensar la cuerda y acabar a lo grande. Así, en la segunda mitad del concierto, los británicos sacaron su lado más stoner rock con ‘Formidable Cool’, ‘Sadboy’ –sobre todo en su monumental segunda parte–, y una ‘Visions Of A Life’ que resume mejor que ninguna la específica habilidad energética de Wolf Alice; además de su versión más irreverente con ‘Space & Time’ y de la más noventera con ‘Moaning Lisa Smile’ y ‘Fluffy’.

Para los bises dejaron la dulce, sentida y creciente ‘Blush’, que puede encontrarse en la edición deluxe de ‘My Love Is Cool’, su muy aludido primer álbum, y ‘Giant Peach’, la última dentellada de rock sólido y macizo con la que cerraron. Pero a esas alturas, y mucho antes, la deuda estaba ya más que saldada: Wolf Alice habían vuelto a romper el molde.

Es verdad que su nueva puesta en escena no aporta nada novedoso a nivel estético, pero resulta totalmente innecesario mientras antepongan sus canciones, su arrojo y su precisión sobre las tablas. De hecho, se agradece. Porque no hacen falta parafernalias escénicas ni luces de neón para medir su apuesta musical: los británicos la traducen en un sonido enorme que saben manejar y que reventaría cualquier medidor de potencia. Eso, en nuestro idioma, es un órdago a la grande. Y lo están ganando. 8.

Vega, nuevo top 1 de nuestra lista semanal; entran Tripulante y Crucero y The Unfinished Sympathy

1

Vega es el nuevo número 1 de nuestra lista semanal con ‘Sally’ tras el llamamiento realizado a sus fans a través de Twitter. Hace justo un mes teníamos el placer de estrenar el vídeo para este temazo. Esta semana tan solo contamos con dos novedades en el top 40: son Tripulante y Crucero y The Unfinished Sympathy, y además toca despedirse de las canciones con más de 10 semanas en la mitad baja de la tabla (las de Fever Ray, Franz Ferdinand y ‘Los Ageless’ de St Vincent). Las canciones que alcanzan nuevos máximos son ‘Anywhere’ de Rita Ora, ‘Hey Hey Hey’ de Katy Perry y ‘Gente de mierda’ de Putochinomaricón. Ya podéis escuchar nuestra nueva lista de novedades y votar por tus 20 canciones favoritas aquí.

Top Ant. Peak Sem. Canción Artista
1 35 1 4 Sally Vega Vota
2 3 1 25 New Rules Dua Lipa Vota
3 5 1 37 Lust for Life Lana del Rey ft The Weeknd Vota
4 9 1 45 Love Lana del Rey Vota
5 4 1 44 Green Light Lorde Vota
6 2 1 31 Perfect Places Lorde Vota
7 12 7 10 Anywhere Rita Ora Vota
8 14 5 10 Havana Camila Cabello ft Young Thug Vota
9 6 3 17 Disco Tits Tove Lo Vota
10 7 1 60 On Hold The xx Vota
11 21 11 9 Ready for It? Taylor Swift Vota
12 10 3 27 I Dare You The xx Vota
13 8 3 8 Homemade Dynamite Lorde, Khalid, Post Malone, SZA Vota
14 1 1 3 Dentro de ti Javiera Mena Vota
15 15 1 15 the gate Björk Vota
16 16 1 31 Everything Now Arcade Fire Vota
17 28 17 2 Hey Hey Hey Katy Perry Vota
18 20 1 27 New York St Vincent Vota
19 13 6 4 Trigger Bang Lily Allen ft Giggs Vota
20 17 12 9 Aunque es de noche Rosalía Vota
21 26 13 9 Mystery of Love Sufjan Stevens Vota
22 11 1 16 Los Ageless St Vincent Vota
23 22 10 6 Deadly Valentine Charlotte Gainsbourg Vota
24 24 24 5 Casanova Allie X Vota
25 30 22 7 Romance de la plata Christina Rosenvinge Vota
26 18 18 2 Unlock It Charli XCX feat. Kim Petras and Jay Park Vota
27 19 19 9 Supermodel SZA Vota
28 32 28 2 Gente de mierda Putochinomaricón Vota
29 31 11 7 Tu puto grupo Los Punsetes Vota
30 34 30 2 Love. Kendrick Lamar Vota
31 33 25 10 Always Ascending Franz Ferdinand Vota
32 29 24 4 Guilty Paloma Faith Vota
33 36 30 9 Oh Baby LCD Soundsystem Vota
34 38 28 5 Jackie’s Only Happy When She’s On Stage Morrissey Vota
35 25 25 3 Ponyboy SOPHIE Vota
36 27 6 10 To The Moon and Back Fever Ray Vota
37 39 36 4 She Taught Me How To Fly Noel Gallagher’s High Flying Birds Vota
38 40 1 5 ¡Ay, mujer! Papaya Vota
39 39 1 Verte amanecer Tripulante y crucero Vota
40 40 1 Goodbye/Hello The Unfinished Sympathy Vota
Candidatos Canción Artista
Filthy Justin Timberlake Vota
Dominó Fernando Alfaro Vota
Everybody Wants to Be Famous Superorganism Vota
I Can’t Quit The Vaccines Vota
All the Stars Kendrick Lamar, SZA Vota
Finesse (Remix) Bruno Mars, Cardi B Vota
When You Die MGMT Vota
Number One (In New York) Titus Andronicus Vota
The End Diane Birch Vota
Mentiras Melenas Vota
Mentiras Jens Lekman, Annika Norlin Vota

Las “Reinas Magas” de Vallecas contestan a las críticas y explican la confusión con su carroza

12

La polémica por la carroza de “Reinas Magas” de Vallecas, en la que participarán La Prohibida, Roma Calderón y Dnoé Lamiss y que cuenta con la aprobación del Ayuntamiento de Madrid -y que, por cierto, ha llegado también a los medios británicos-, continúa, sobre todo desde los sectores más conservadores del país. Una de las artistas involucradas, La Prohibida, ha contestado a las críticas recibidas en Twitter, defendiendo que su acción es más navideña que colocar marcas (como la de Bob Esponja, tal y como destacaba Mónica Naranjo) en las carrozas: “Sí, detesto la Navidad. Pero paradójicamente, mi participación en la cabalgata de Reyes es altruista. Una actitud mucho más auténticamente navideña que la de muchas marcas comerciales que participan en ella de forma interesada y que ni yo, ni muchos cuestionamos”. A continuación, escribe que “todos podemos participar en determinados eventos, que no sean de tu agrado” y comparte el enlace a una noticia de El Mundo sobre Mariano Rajoy de 2008, entonces solo presidente del Partido Popular, quien durante un desfile lamentaba tener que haber asistido al evento, pues le parecía un “coñazo”.

En Al rojo vivo de LaSexta, Roma Calderón y Dnoé Lamiss también han explicado su postura en cuanto a la polémica, insistiendo en que esta se debe a un malentendido con el anuncio oficial de la cabalgata, que muestra imágenes de archivos de las tres “reinas” trabajando en sus respectivos ámbitos de música, “drag queen” o cabaret, cuando su aparición en la carroza no tendrá nada que ver con su ocupación laboral. Calderón explica que los atuendos de las “Reinas Magas” son “disfraces que llevamos dos meses preparando y tienen que ver con los más pequeños, para los niños y las niñas, y son independientes de la profesión de las tres señoras que vamos a estar en el escenario”. Calderón insiste en que la carroza de Vallecas simplemente forma parte de la cabalgata principal, “no sustituiremos a los Reyes Magos”. A su vez, Lamiss ha defendido que menos navideño que su carroza es seguir pintando a Baltasar con betún “a estas alturas de siglo”.

Hoy, a causa de esta carroza el locutor de la COPE Luis del Val es “trending topic” en Twitter, tras llamar “estúpida” a Manuela Carmena y “maricones de mierda” a las Reinas del Orgullo Vallekano, además de apuntar: “La Cabalgata de Reyes que se celebra en Vallecas será exaltación del gay y que los niños aprendan que pueden ser maricones desde las edades tiernas. Y si me acusan de homófobo se pueden ir a la mierda». Pablo Echenique de Ahora Podemos ha realizado una acertada reflexión: “Jesucristo estaría avergonzado de escuchar tanto odio”.

Nightcrawler: «La escena synthwave está creciendo mucho, pero corre el peligro de saturarse»

0

Nightcrawler publicaba a finales de 2017 el notable ‘Beware of the Humans‘, un disco que valora la responsabilidad del ser humano en los males del mundo, entre sombras de synthwave retrofuturista pero también italo y fondos más oscuros. Pero además se ha encargado de la realización de un EP de 5 canciones llamado ‘Jägermeister Galaxy Hunter’, del que regalaremos dos copias el día de Reyes, y que pone música a un arcade creado por Jägermeister junto a FactoryArcade que ha aparecido en una serie de salas españolas como Apolo o Wurlitzer (listado, enYoutube). Hablamos con Nightcrawler sobre ambos proyectos.

Siempre te han gustado las bandas sonoras y tus temas harían las veces de BSO, ¿pero cuál es la diferencia entre musicar un videojuego y una película o una serie de televisión?
La principal diferencia son los tempos. Por ejemplo, en una peli o serie de TV por temas de guión hay muchas escenas en que la música solo tiene que crear atmósfera. En cambio, en un videojuego la música siempre forma parte de la acción. Pasan más cosas por segundo, y tiene que ser todo más dinámico, en cuanto a música y efectos sonoros.

¿Cómo imaginas ese planeta en el que se inspira este videojuego y cómo ha influido esa visión en la creación de la música?
Me imagino un planeta retrofuturista perdido en una galaxia similar a la de la peli de ‘Tron’ y me ha influido en la construcción de panoramas y atmósferas con sonidos cósmicos y espaciales.

«Melodías o sonidos que tenía guardados esperando a que llegara su momento, para este proyecto han ido como anillo para Saturno»

¿Has compuesto las 5 canciones ad hoc o has pensado que reutilizar alguna que ya tenías podía sentar bien a este proyecto?
Todos los temas han sido compuestos especialmente para el videojuego. Solo he utilizado algunas melodías o sonidos que tenía guardados esperando a que llegara su momento y para este proyecto han ido como anillo para Saturno.

Por ejemplo el primer tema despega claramente en la segunda mitad, ¿ese arranque a los 2 minutos 20 segundos tuvo algo que ver con el funcionamiento del videojuego en sí?
¡Sí, el arranque está pensado para cuando le das a start y empieza el juego!

«Intento estar siempre en constante evolución en todos mis trabajos, pero sí que es verdad que hay un denominador común en todas mis obras y es la sonoridad oscura»

Ya los títulos de las canciones de este vinilo y tu reciente disco son completamente diferentes, tu disco ofrece una visión más tenebrosa y un poco apocalíptica del mundo, hablando de los peligros del ser humano. Pero aquí también encontramos algún momento apocalíptico (como el arranque de ‘Deep Signals’), como si no fuera todo color de rosa en ese planeta imaginario, ¿es así? ¿Hay puntos en común o las ves como 2 obras muy diferentes?
Para mí son dos obras muy diferentes, pero es inevitable que ponga alguna referencia con algún sonido más oscuro en todos mis trabajos, ya que forman parte de mi marca personal. El EP ‘Jägermeister Galaxy Hunter’ es más estilo synthwave con sonidos más retro que evocan a los 80s y entornos cósmicos, me gusta utilizar el synthwave como una influencia, no como una etiqueta que engloba mi música, como si fuera una paleta de colores que tengo para mis lienzos musicales, ya que en mis proyectos me gusta mezclar muchos estilos e influencias diferentes y desmarcarme un poco del resto de artistas synthwave. Es una escena musical que está creciendo mucho, pero que corre el peligro de saturarse. Muchos artistas empiezan a sonar igual y a tener los mismos referentes gráficos en las portadas, por eso no todos mis álbumes suenan 100% synthwave ya que juego con diferentes universos sonoros que aplico según el tipo de álbum que me apetezca construir. Puedo hacer algo cósmico más italo disco y futurista, o puedo hacer algo más darksynth y oscuro como mi último disco ‘Beware of the Humans’. Intento estar siempre en constante evolución en todos mis trabajos, pero sí que es verdad que hay un denominador común en todas mis obras y es la sonoridad oscura.

¿Qué puedes contarnos sobre el videojuego en sí? Hemos visto que está en salas de Barcelona, Madrid, Gijón, Mallorca… ¿has podido jugar o te han llegado reacciones de gente que haya podido usarlo?
¡Lo llevo probando desde su versión beta! Ha quedado muy bien plasmado a nivel gráfico y sonoro. Jugarlo en vivo es toda una experiencia retro 100% garantizada, ya que mantiene la jugabilidad arcade de las máquinas recreativas de los 80ʼs.

La portada con el robot verde parece emular un árbol de Navidad sin ser un árbol de Navidad, ¿era la idea? ¿Que ahora nos lo sugiriera pero si la vemos en verano, no tanto?
Ahora que lo dices sí que recuerda un poco, el diseño es obra del artista Boldtron pero no creo que fuera esa la idea. Supongo que ha sido más una casualidad. Todo depende del papel que la imaginación quiera jugar en la mente de cada uno.

¿Tienes canción favorita de este proyecto, alguna para formar parte de tu repertorio durante mucho tiempo?
Sí, me gusta mucho ‘Galactica’, y he hecho un edit especial que va sonar en mi nuevo Live.

«En «Beware» he querido poner banda sonora a esta peli tan real como dramática que lleva proyectándose en bucle demasiados años en las televisiones del primer mundo»

En cuanto a tu álbum largo, llama la atención cómo has medio ocultado los temas más italo disco al final de la secuencia, ¿por qué lo has hecho así?
Después de darle varias vueltas al tracklist es como mejor encajaba todo. Es el orden que más me gustaba y mejor funcionaba, al menos bajo mi opinión personal como autor.

¿Qué ha aportado Vincenzo a “Beware”? Parece tan dominado por Céline…
Vincenzo Salvia ha aportado su colaboración en algunas melodías, así que, en parte, para mí también es protagonista en la canción. Normalmente cuando vemos la palabra feat en un titulo de una canción el 90% de veces es por temas vocales, pero en el synthwave se suelen hacer muchas colaboraciones a nivel solo de melodías e instrumental.

El disco termina con una pista llamada ‘Sixth Extinction’. ¿Consideras que el disco da una visión pesimista del ser humano, simplemente analítica…?
Tiene un poco las dos variantes. El mayor verdugo de nuestro planeta es el ser humano, autodestructivo. He querido poner banda sonora a esta peli tan real como dramática que lleva proyectándose en bucle demasiados años en las televisones del primer mundo.

La canción del día: Justin Timberlake estrena la no tan futurista ‘Filthy’

54

Justin Timberlake ha estrenado esta madrugada, como se había anunciado, el primer single de su próximo disco, que sale al mercado dentro de menos de un mes, el 2 de febrero, dos días antes de que el artista actúe en la Super Bowl. ‘Filthy’, de nuevo con la colaboración de su mano derecha Timbaland, se sitúa a medio camino entre Daft Punk, Mr Oizo y Mis-Teeq (en concreto ’Scandalous’), con una serie de ganchos musicales entre la música disco, el UK Garage, el primer hip-hop y el urban de unos Neptunes, además de un par de subidones de guitarras eléctricas.

El vídeo dirigido por Mark Romanek, que se había anunciado como “colorido y futurista”, es la presentación por parte del propio Justin Timberlake de un robot que puede darle mucho juego en la Super Bowl (atención a esa pelota), si bien seguramente tenga que prescindir de los movimientos más sexys por el carácter familiar del evento. No falta un guiño a Michael Jackson, como había de ser, en un vídeo más holgazán de lo que se nos prometía, y de precipitado final sorpresa.

Os recordamos que tan pronto como dentro de 2 semanas se estrenará otro vídeo correspondiente a ‘Man on the Woods’, el 25 de enero otro y el 2 de febrero, día de salida del disco, un cuarto. Se trata de la estrategia promocional ya diseñada por Sony Music al margen del funcionamiento de este ‘Filthy’, que va tener el top 1 directo de ‘CAN’T STOP THE FEELING’ complicado, pues la canción es más moderna pero menos inmediata, y dada la supremacía aún de ‘Perfect’.

¿Qué opinas de 'Filthy' de Justin Timberlake?

Ver resultados

Cargando ... Cargando ...

Actualización: Timberlake ha revelado el “tracklist” de ‘Man of the Woods’, lleno de títulos que referencian la vida en montaña: “Suministros”, “Franela”, “Montana”, “Vivir de la tierra”, “La brisa en el estanque” (y no, no es fake). “AK” es Alicia Keys y “CS” Chris Stapleton.

Ladilla Rusa, Ms. Nina y Las Chillers, estrellas de “En reyes y a lo loco”, el nuevo fiestón de Razzmatazz

0

Razzmatazz celebrará la víspera de Reyes como mejor sabe, esto es, montando un fiestón de Las Cinco, la macrofiesta que reúne cinco de las fiestas más populares de Barcelona, que son Churros con Chocolate, La Rebujito, La Ká, Pop Air y Somoslas.

“En Reyes y a lo loco” contará con las actuaciones especiales de Ladilla Rusa, que sorprendían a finales del año pasado gracias a su “rumba makinera”, ‘Macauley Culkin’, a aparecer próximamente en su debut; Ms. Nina, una de las mayores exponentes del reggaetón actual en España desde su conocido “Chic para mí, chic para ti”; y Las Chillers, que se han popularizo recientemente gracias a sus sorprendentes versiones de gente como Camela, Rocío Jurado o Laura Pausini.

La nueva fiesta de Las Cinco es una colaboración con Associació Sant Boi en Positiu, una asociación que “acoge y ofrece un espacio heterogéneo e intercultural para todas personas en riesgo de exclusión, seropositivas, o con diferentes tipos de orientación y género”. En definitiva, “un lugar libre de prejuicios donde se trabaja por proporcionar una mejora en la vida emocional de las personas que se sienten excluidas socialmente”. Más info en la web de Razzmatazz.

Este es el line-up de “En reyes y a lo loco”:

Artistas invitadas:
– Las Chillers
– Ms Nina
– Ladilla Rusa

Djs:
– Toni Bass
– Raúl Naro
– Karmele & Lydia
– Albertoto (Pop Air)
– Bazara Lemur (La Ká)
– Chica B (Churros con Chocolate)
– Cheap Son (Churros con Chocolate)
– Ferdiyei (Somoslas)
– Jaime Poniente (La Rebujito)
– Melo Silva (La Ká)
– Muerta Sánchez (La Ká)
– Pinderelle (La Ká)
– Vj Graf

Animación:
– Mesón Candelas
– Alesha Charter
– La Chuchi de Sudamérica

MGMT sorprenden con su “prom ballad” psicodélica, ‘Hand it Over’

3

MGMT siguen sin confirmar la fecha exacta de publicación de su nuevo disco, ‘Little Dark Age’, que por lo menos sabemos saldrá en febrero, según The New Yorker. El disco tendrá un sonido muy electrónico y psicodélico, como se puede apreciar de sus dos adelantos estrenados hasta la fecha, ‘Little Dark Age‘ y ‘When You Die‘.

El tercer avance de ‘Little Dark Age’ ya está disponible y es ‘Hand it Over’, una especie de “prom ballad” convertida al soft-rock psicodélico de los 70 que recuerda tanto a Sam Evian como a dos de los posibles colaboradores del disco de MGMT, Ariel Pink y Connan Mockasin (especialmente al segundo). Es una composición contenida pero emotiva, muy poco comparable en realidad a otras baladas de MGMT como ‘Congratulations’ o ‘The Handshake’, puesto que además es probablemente la más romántica de su carrera.

En cuanto a la letra de ‘Hand it Over’, pueden hacerse interpretaciones políticas en base a sus primeras frases (“los acuerdos que hicimos para cambiar las cosas, en los derechos que ellos abusan, puede que nos jodan, pero las puertas no se cerrarán), si bien sobre todo es algo abstracta en sus reflexiones sobre el tiempo, las estrellas y las puertas abiertas… ¿Una especie de metáfora sobre el destino?

Tres novelas gráficas que regalar(te) por Reyes

0

Tillie Walden / Piruetas

Con tan solo 22 años, la ilustradora norteamericana Tillie Walden, ganadora de dos premios Ignatz, ha dejado claro con ‘Piruetas’ que estamos ante una de las mejores novelas gráficas de 2017. Estamos ante un trabajo autobiográfico de dibujos sencillos, en tonos lilas con amarillos en momentos puntuales, diálogos cortos y certeros, una composición de viñetas por página confortable y un trazado de líneas que hace que sus 400 páginas sean devoradas en un santiamén.

Aunque no tenga interés ni nociones sobre patinaje artístico, el lector de ‘Piruetas’ caerá rendido ante el relato íntimo y personal de Walden sobre sus más de 12 años de formación en la pista de hielo. Un espacio narrativo que su autora aprovecha para desvelar la disciplina férrea en un deporte de competición feminizado hasta la extenuación, hablar de la soledad de su protagonista descubriendo y aceptando su sexualidad, o de la represión que se autoimpone dentro de una sociedad occidental que no deja de ser patriarcal. 8. Disponible en Amazon.

Kazuo Kamimura / El club del divorcio 1

‘El club del divorcio 1’ es otro trabajo fundamental para conocer el papel de la mujer en el mundo actual. En esta ocasión nos situamos en la sociedad oriental, con epicentro en Ginza, uno de los distritos comerciales y de restaurantes más corporativos de Tokio. Kamimura aborda las desventuras de su protagonista Yûko regentando un bar donde trabajan mujeres divorciadas. Un acercamiento, encuadrado a finales de los años 70, al estigma de muchas mujeres tras ser abandonadas en la mayoría de los casos por sus maridos. Yûko -ríanse de la tragedia de Pepa en ‘Mujeres al borde de un ataque de nervios’- tiene que lidiar con una hija, una madre incomprensiva, dirigir el negocio, la debilidad por un barman que ha empleado y con el que tiene cierta tensión sexual, la variedad de clientes y, por si todo esto fuera poco, batallar con su ex pareja.

La muerte prematura de Kazuo Kamimura a causa de un cáncer en 1986 impidió que continuara con su escalada de éxitos sin paliativos. A este díptico que acaba de publicar ECC (segunda entrega en breve), hay que sumar ‘Historias de una geisha’ o su trabajo en ‘Lady Snowblood’, que influyó brutalmente en Quentin Tarantino para la película ‘Kill Bill’. Maestro del recientemente fallecido Jirô Taniguchi, rompió moldes como mangaka en Japón, por ejemplo al incluir por primera vez entre sus personajes parejas que no eran matrimonio, con el consiguiente escándalo en la época en esta sociedad tan tradicional. 8,5. Disponible en Amazon.

Ángel de la Calle / Pinturas de guerra

La escasa obra gráfica del salmantino Ángel de la Calle (salvo colaboraciones en revistas principalmente, además de ser director de contenidos de la Semana Negra de Gijón o promotor de encuentros), es motivo suficiente para prestar atención a esta segunda publicación que ha tardado en elaborar, gana enteros con la digestión y corre el riesgo injustamente de pasar desapercibida en el balance final del pasado año.

En ‘Pinturas de guerra’, a pesar de esa portada poco atractiva compensada con creces por la extraordinaria edición de Reino de Cordelia, encontramos una autoficción sobre los abusos de poder, la persecución de movimientos culturales por parte de las recientes dictaduras militares de Latinoamérica, y el compromiso político de los artistas que defienden valores éticos y estéticos usando como arma el arte.

La obra está dividida en cuatro partes, la primera desarrollándose en Santiago de Chile y las restantes en París. De la Calle, bajo su alter ego, va dando detalles sobre el apasionante círculo de un grupo de pintores sudamericanos exiliados. A su vez, desgrana aspectos sobre la actriz Jean Seberg, icono de la Nouvelle Vague francesa, y el lector reconocerá personajes históricos reales mezclados con otros de ficción, creándose un caldo de cultivo que llevará curiosamente de la intriga a la reflexión. 8,3. Disponible en Amazon.

‘Camina’ de OT2017, entrada más fuerte en la lista de singles; ‘Bum Bum Tam Tam’, mayor subida

0

‘Camina’, el nuevo himno de Operación Triunfo, es la entrada más fuerte en la lista de canciones española, ingresando en el puesto 51 tras su estreno la semana pasada (podéis leer nuestro veredicto aquí). Le sigue otra novedad, ‘She Don’t Give a Fo’ de Duki y Khea (61).

La subida más fuerte de la lista la protagoniza MC Fioti con ‘Bum Bum Tam Tam’, que asciende del 45 al 12. El tema ya era un éxito considerable en Brasil tras su estreno el pasado mes de febrero, pero su reciente remezcla junto a J Balvin, Future, Stefflon Don y Juan Magán naturalmente la ha terminado acercando al mercado europeo. Es un nuevo ejemplo de que el funk brasileño promete producir más hits durante 2018, tras el éxito de ‘Vai malondra’ de Anitta.

El resto de entradas en la lista no son exactamente novedades, sino canciones más o menos antiguas que han aumentado sus ventas o streamings gracias a la Navidad. Son dos villancicos modernos y ninguno interpretado en español, estos son, ‘Santa’s Coming for Us’ de Sia (63) y ‘Santa Tell Me’ de Ariana Grande (65).

El top 3 oficial permanece exactamente como la semana pasada: Luis Fonsi y Demi Lovato son número uno con ‘Échame la culpa’, Ed Sheeran y Beyoncé número dos con ‘Perfect’ y Bad Bunny, Prince Royce, J Balvin y Mambo Kingz número tres con ‘Sensualidad’.

Paco Candela es la entrada más fuerte en álbumes; Huncho Jack, en streaming

2

Pocas novedades en la lista de álbumes de esta semana, que vuelve a liderar Pablo Alborán -tanto la de ventas físicas como la de streaming- con ‘Prometo‘. Pablo López, que no logró el ansiado puesto la semana pasada, baja al top 3 y Alejandro Sanz vuelve a subir al top 2 con ‘+ es + el concierto’.

Las únicas entradas en la lista de álbumes oficial son ‘El poder de la música’ del cantaor Paco Candela (11) y ‘Música maestro’ de la también cantaora Marisol Bizcocho (35). Prueba de la brecha generacional que encontramos en la lista de ventas y en la de streaming, cabe destacar que la entrada más fuerte (25) en la segunda es el disco de Huncho Jack, el proyecto de Travis Scott con Quavo de Migos. Un ejemplo claro de la diferencia entre lo que compra y escucha la gente en streaming.

En streaming ingresan también el último disco de duetos de Operación Triunfo (28) y los predecibles títulos navideños: ‘A Penatonix Christmas’ de Pentatonix (56), ‘Ultimate Christmas’ de Frank Sinatra (75), además de ‘Nobody But Me’ de Michael Bublé (80).

Beyoncé somete a Jay-Z a juicio en el vídeo de ‘Family Feud’

25

Jay-Z aspira a varios premios Grammy por ‘4:44’, su último disco, además uno de los más personales de su carrera debido a que, entre otras cosas, aborda el asunto de su crisis matrimonial con Beyoncé, a quien en el álbum reconoce haber sido infiel. Claro que Beyoncé ya nos lo había contado antes en su obra maestra, ‘Lemonade’.

De ese peliagudo tema habla ‘Family Feud’, una de las canciones de ‘4:44’, cuyo título no puede ser más claro (“disputa familiar”) y que de hecho incluye la colaboración de Beyoncé en las voces. Es el enésimo single de ‘4:44’ y contará por tanto con un videoclip, que el rapero ha adelantado ahora en sus redes sociales. Incluirá la aparición de la mismísima Beyoncé, que en el vídeo someterá a Jay-Z a juicio, como puede verse, así como de la conocida “Becky del pelo bonito”, la mujer con quien Jay-Z fue infiel a Beyoncé. ¿Se reproducirá también el episodio ascensor?

Beyoncé no para desde que ella y Jay-Z fueran padres de gemelos y últimamente la hemos oído en una nueva versión de ‘Perfect’ de Ed Sheeran que ha sido (y sigue siendo) top 1 en Estados Unidos (el primero para Beyoncé en casi una década), en otra de ‘Mi gente’ de J Balvin o en ‘Walk on Water’ de Eminem.

Actualización 5 de enero: el vídeo completo ya está disponible.