Inicio Blog Página 294

Miley Cyrus exige ser eliminada del próximo disco de Morrissey

20

Hace dos meses anunciábamos que Miley Cyrus estaría presente en el próximo álbum de Morrissey, titulado ‘Bonfire of Teenagers’. Sin embargo, ahora la autora de ‘Plastic Hearts’ ha exigido desaparecer del tracklist de este.

En principio, ‘Bonfire of Teenagers’ estaba previsto para ser publicado en algún momento de febrero de 2023, a través de Capitol Records. Parece que esto tampoco sucederá, después de que Moz haya anunciado la ruptura de las relaciones con el famoso sello a través de un comunicado en su página web: «Morrissey ha decidido romper voluntariamente su relación profesional con la agencia de management Maverick/Quest y ha retirado su participación de cualquier proyecto asociado con Capitol Records».

Precisamente, a causa de este último movimiento Miley ha exigido ser eliminada de los créditos de ‘Bonfire of Teenagers’. En concreto, de la canción ‘I Am Veronica’, a la que había prestado voces adicionales «hace casi dos años» y que estaba pensada para abrir el LP: «Este hecho tiene lugar en el momento en el que Morrissey se ha desvinculado de Capitol Records (Los Angeles), quienes controlan el disco oculto de ‘Bonfire of Teenagers’.

Además de Cyrus, el disco incluiría colaboraciones con Iggy Pop, Chad Smith y Flea de Red Hot Chili Peppers, Josh Klinghoffer y Jesse Tobias. Morrissey ya lanzó ‘Rebels Without Applause’ a principios de este mes, el primer adelanto oficial del disco.

Depresión Sonora te presenta el mundo en el que vives en ‘Bienvenido al Caos’

3

Marcos Crespo, alias Depresión Sonora, abre la culminación de sus dos EPs, ‘El Arte de Morir muy Despacio’, con una presentación de su frío y desconcertante mundo en ‘Bienvenido al Caos’.

Precedido de un riff que recuerda instantáneamente a The Cure, el primer verso no pierde el tiempo con tonterías y empieza, literalmente, por el principio («Un día de repente estás aquí / Y nadie te ha explicado como vivir»). Desde ahí, Crespo cubre con el resto de los versos la infancia y la juventud con frases tan simples y efectivas como «me aburro en clase, necesito salir» o «me pegaban por no hacer la tarea».

Precisamente, lo que hace grande a este tema es que, más que una presentación de su mundo, es una introducción al mundo de todos. Es en el estribillo en el que Crespo transmite ese sentimiento colectivo de estar todos atrapados en la misma confusión y en el mismo «caos» («Siéntate aquí, ya somos unos cuantos»). También deja claro en esta parte que la canción está escrita con perspectiva, tras darse cuenta en su madurez de que, aunque no lo percibamos así de jóvenes, el mundo siempre ha sido igual de gris («Córtate el pelo, búscate un trabajo»).

La parte final, siendo una extensión del estribillo, también se aleja de los versos y describe a la perfección cómo la vida va perdiendo el brillo y la frescura que esta tiene en su primavera cuanto más mayores nos hacemos. En su aparente simpleza, las cuatro primeras líneas esconden una gran profundidad: «Los veranos se hacen cortos / Los helados saben poco / Los balones están pinchados / Sudo mucho y huelo raro».

Sugababes lanzan disco sorpresa, ‘The Lost Tapes’

40

Sugababes han lanzado su primer disco en 12 años, como regalo navideño. ‘The Lost Tapes’ fue escrito «hace casi ocho años», tal y como ha explicado el grupo en sus redes sociales: «Escribimos este disco hace casi ocho años y por varias razones no lo lanzamos de forma oficial, así que nos dan un gran orgullo que ‘The Lost Tapes’ esté ahora disponible en todas las plataformas de streaming».

El nuevo LP incluye 13 temas y es el primero desde ‘One Touch’ (2000) con el line-up de Keisha Buchanan, Mutya Buena y Siobhan Donaghy. Además, este 2023 Sugababes regresarán a los escenarios en una noche única en el O2 de Londres que se celebrará el 15 de septiembre.

Niño de Elche / Flamenco. Mausoleo de Celebración, Amor y Muerte

En nada menos que su decimotercer trabajo discográfico, Niño de Elche parece asumir la muerte del flamenco: ya nadie canta como lo hacían los grandes iconos. El arte flamenco de antaño no existe, ahora ya es algo distinto. El artista crea así un «mausoleo» para el difunto género, homenajeándolo a través de 14 cortes que reúnen diferentes palos, entre ellos, seguiriyas, fandangos y otros menos comunes como la alboreá o la bambera.

Paradójicamente –o no-, ‘Flamenco. Mausoleo de Celebración, Amor y Muerte’, producido íntegramente con Raül Refree, es un álbum fiel a los sonidos clásicos, cuya vocación experimental es mucho menos obvia que en ‘Antología del Cante Flamenco Heterodoxo’ o, su más reciente, ‘La exclusión’.

Su primera pista, una introducción que asienta el tono grave y apesadumbrado de la obra, es una desgarrada interpretación de la dramaturga y actriz Angélica Liddell titulada ‘Plañideras’, sutilmente aderezada por la guitarra de Refree. Otra de las artistas invitadas al proyecto es Rosalía, la más célebre rupturista del flamenco actual en su primera colaboración con el guitarrista desde su disco debut.

Seguiriya Madre’, inspirada en un canto popular, se divide en dos segmentos, el primero marcado por la imponente voz de Niño de Elche anunciando un presagio (“cómo doblaron las campanas…”), y el segundo, por la irrupción de la cantante catalana en un registro que no escuchábamos en ella desde ‘Los Ángeles’, donde anhela el calor de su tierra y de su madre. Es un momento emocionante, donde los dos artistas que más se han empeñado en reinventar el flamenco de los últimos años y que a menudo han sido señalados por los más puristas de estar mancillando el género, recuerdan que ambos parecen llevarlo en la sangre.

En este viaje que es este ‘Mausoleo de Celebración, Amor y Muerte’, Francisco Contreras va a los orígenes del flamenco, tomando como principal fuente de inspiración textos y cantes tradicionales, adaptándolos bajo un prisma moderno. La característica guitarra brusca de Raül Refree eleva la producción de un trabajo cuya temática está marcada por el amor (o la falta del mismo) y la muerte. En ‘Canto por no llorar’, uno de los avances, versiona un famoso tango argentino, y más concretamente, la versión de Manuel Vallejo. Inspirada en un ritmo de bulerías, su revisión suena menos jovial y más solemne, aunque igualmente supone uno de los instantes más luminosos del álbum. Cuenta, además, con la colaboración del guitarrista Yerai Cortés. También con él, en ‘Soleá Bailable’, el zapateao de la coreógrafa Rocío Molina sirve como añadido a sus guitarras flamencas.

En ‘Guajiras del Alma’, uno de las canciones más bellas y trágicas del álbum, Niño de Elche expresa su mal de amores con un quejío que se te mete en la piel, culminando con un poema popular, que cantado por él, sobrecoge profundamente (“Cuando más tranquilo estaba / sin pensar en el cariño / quiso Dios que te quisiera / y te quise con delirio / Y te seguiré queriendo hasta después de la muerte / no creas que yo exagero / que muerto también se quiere / yo te quiero con el alma / y el alma nunca se muere”). Antes en la secuencia, ‘Bamberas del enamorado’, de temática similar, es una delicada pieza en la que destaca la entregada interpretación vocal de Contreras.

‘Flamenco. Mausoleo de Celebración, Amor y Muerte’ es una conmovedora colección de canciones que, en su austeridad e intimismo, resulta sorprendentemente accesible. Según Niño de Elche, el flamenco está muerto, pero en este trabajo, se utilice el término que se utilice para definirlo, no hay duda de que su arte está más vivo que nunca.

5 razones por las que ‘Hacks’ es nuestra serie preferida de 2022

18

En 2017, la pareja –artística y sentimental- formada por Lucia Aniello y Paul W. Downs parecía que iba a revolucionar la comedia hollywoodiense con su debut en el cine. Lo tenían todo para ello: llevaban una década haciendo humor (de culto) en internet, su serie ‘Broad City’ se había convertido en un referente de la comedia feminista alternativa (algo así como la versión punki de ‘Girls’) y tenían como protagonista a Scarlett Johansson, una estrella deseosa de cambiar de registro con una comedia “de chicas” clasificada R. El resultado fue la descafeinada ‘Una noche fuera de control’, un éxito de taquilla pero una enorme decepción para sus seguidores.

Afortunadamente, Aniello y Downs no han seguido por ese camino (ni siquiera han hecho otra película). Su regreso a la ficción televisiva no ha podido ser mejor: ‘Hacks’ (HBO Max) fue una de las mejores series de 2021, premiada con Emmys y Globos de Oro. La segunda temporada ha mantenido el nivelazo y los premios. Estas son las cinco razones por las que ‘Hacks’ es nuestra serie preferida de 2022:

1. ‘Hacks’ extrae oro de una premisa muy vista. Dos personajes opuestos “obligados” a convivir y entenderse. Una joven cómica de Los Ángeles, progre y en paro (cancelada por un chiste en Twitter), y una vieja gloria carca y millonaria de Las Vegas. Sobre este argumento universal, cervantino, el matrimonio Aniello y Downs construye una comedia llena de ingenio, acidez y ternura. Un brillante juego de contrastes donde el choque cultural, social, generacional… funciona como catalizador del efecto cómico y sedimentación del dramático.

2. Jean Smart borda su personaje de Deborah Vance. Su cara te suena. Si viviste en los 90, quizás la recuerdes por la serie ‘Designing Women’ (emitida como ‘Chicas con clase’ en Antena 3), con la que se hizo muy popular en EEUU. Si no, seguro que la has visto en ‘Frasier’, ‘24’ o, más recientemente, en ‘Mare of Easttown’, donde interpretaba a la madre de Kate Winslet. Smart es una de esas actrices que no ha parado de trabajar desde hace medio siglo, casi siempre en papeles secundarios, a quien le ha llegado el reconocimiento masivo y los premios ahora, con 71 años. Y no es para menos: la sarcástica, señorona y brillante monologuista Deborah Vance es uno de los grandes personajes de la televisión reciente.

3. Hannah Einbinder, la nueva promesa de la comedia. No era fácil mantener un duelo interpretativo con un personaje tan rico dramáticamente como el de Deborah Vance sin parecer una mera comparsa. Pero Einbinder lo ha conseguido. Hija de dos leyendas del Saturday Night Live como el guionista Chad Einbinder y la actriz Laraine Newman, esta joven cómica (se hizo famosa tras protagonizar un monólogo en el late night de Stephen Colbert con solo 23 años) interpreta con gran solvencia a esta humorista veinteañera, paradigma de lo woke, que vive angustiada por sus problemas sentimentales y laborales. La química entre las dos actrices es uno de los puntos fuertes de ‘Hacks’.

4. Unos diálogos más brillantes que todas las joyas de Deborah Vance. Es la gran baza de la serie. Lucia Aniello, sabedora de que es mucho mejor guionista que directora (su marido Downs compagina la escritura con la actuación, de hecho interpreta al personaje del manager), ha utilizado una puesta en escena funcional, invisible, al servicio de la historia y sus personajes. El talento en ‘Hacks’ no está en la inventiva estilística sino en la retórica. El espectáculo está en ver y oír el combate verbal entre las dos protagonistas, una lucha que fluctúa entre lo sarcástico, lo irónico y lo sentimental.

5. Sus reflexiones sobre la comedia y la industria del espectáculo. ‘Hacks’ es una comedia que habla sobre el humor y los humoristas. Explora los entresijos de la industria, describe el proceso creativo de un show de stand-up y retrata la vida de los cómicos. Con un matiz: lo hace desde un punto de vista femenino y feminista. La serie habla sobre la evolución de la comedia hecha por mujeres, de los fracasos y conquistas de las pioneras del humor en EEUU, y sobre el lugar de estas en la actual industria del entretenimiento. A pesar de que el final de la segunda temporada parecía bastante cerrado, la tercera ya está en marcha.

Carly Rae Jepsen se inspira en la fantasía de Broadway en ‘Surrender My Heart’

19

Carly Rae Jepsen ha sacado un nuevo disco llamado ‘The Loneliest Time‘ y esta vez está pasando bastante desapercibido. Apenas ha sido top 20 en Reino Unido y Estados Unidos. En España ha quedado en el puesto 94. Hasta el punto de que se considera “viral” su tema con Rufus Wainwright, que solo tiene 15 millones de escuchas, muy lejos de sus mayores éxitos, no solo ‘Call Me Maybe’.

El disco también se ha promocionado con un single tan olvidable como ‘Beach House’ -nos quedamos con el grupo-, pero al menos podemos decir que la cantante lo está intentando. ‘Surrender My Heart’ es el nuevo single, desde hace unos días tiene videoclip, y es nuestra Canción del Día hoy. De hecho, es el tema de Carly Rae Jepsen que podéis encontrar en nuestro Anuario con las mejores canciones de 2022.

Fiel al reconocible estilo synth-pop de Carly Rae Jepsen, ‘Surrender My Heart’ quizá mereció ser el single principal de su disco. Para esta entrega al amor, en esta rendición, la cantante ha querido rendir un homenaje a Broadway. Como ha explicado en Rolling Stone, con este vídeo quería expresar que “no hay día terrible, horrible o no bueno” para las mujeres diferentes que aparecen en el vídeoclip, ni para ella misma ni para la bailarina, ni para nadie más involucrado. Entre las actrices, Jane Krakowski (‘Ally MacBeal’, ’30 Rock’) y la bailarina Isabella Boylston.

Muere Maxi Jazz, de Faithless, a los 65 años

37

Maxi Jazz (1957 – 2022), cantante de la banda de dance Faithless, ha fallecido a los 65 años. Así lo han confirmado sus compañeros en un comunicado publicado en Facebook.

«Tenemos el corazón roto al decir que Maxi Jazz falleció anoche», escribieron Rollo y Sister Bliss. «Fue un hombre que cambió nuestras vidas en muchas maneras. Dio el mensaje y significado apropiados a nuestra música», comenzaba el post. No hay detalles sobre la causa de muerte, pero en un comunicado personal de Sister Bliss esta revela que Maxi Jazz murió «pacíficamente mientras dormía».

Arctic Monkeys rememoran sus inicios sin orquesta en ‘Big Ideas’

19

El rumbo que ha tomado la música de los Arctic Monkeys a partir de ‘Tranquility Base Hotel & Casino’ ha sido, cuanto menos, divisivo para sus fans. Si bien ‘The Car’ ha terminado siendo un proyecto ligeramente más accesible que su predecesor, ha recibido las mismas críticas que aquel: poco estribillo y mucho crooning. Aunque parezca que Alex Turner hace caso omiso a estas críticas, y así hace, el de Sheffield es consciente de que ya no es el de antes y le pesa. Así lo explica en la majestuosa ‘Big Ideas’.

Musicalmente, ‘Big Ideas’ no es diferente a los otros 9 temas de ‘The Car’. Tiene unos exuberantes arreglos de cuerda, tintes a lo James Bond y un break instrumental protagonizado por un solo de piano y otro de guitarra. Lo que marca la diferencia es la letra, en la que Turner rememora sobre los inicios de la banda y sobre cómo han acabado desviándose del rumbo musical que habían imaginado.

«Tenía grandes ideas, la banda estaba emocionada», canta Turner refiriéndose a los comienzos punk del primer LP del conjunto. En las dos siguientes líneas, este admite cuánto se ha alejado del rock puro desde entonces y, al mismo tiempo, deja claro que ya no volverá a ser el mismo, ni a tener las mismas ideas: «Pero ahora, la orquesta nos ha rodeado a todos / Y no puedo recordar, por mi vida, cómo eran». El final de los versos también contribuye a describir el fin de una etapa, aunque Turner la recuerda con alegría: «Cambio y corto, ha sido emocionante».

Quizás los dos últimos discos de Arctic Monkeys no sean lo que muchos fans esperaban de ellos, pese a que lleven cambiando de estilo desde que empezaron, pero no hay que olvidar que en el fondo siguen siendo aquella banda de rock de Sheffield. Así lo cuenta Turner en una entrevista para Rumore Magazine: «Nos estamos preparando para los nuevos conciertos y puedo asegurar que cuando tocamos juntos en directo somos, definitivamente, una banda de rock».

Tras hacer sold out en el concierto que realizarán el 10 de julio en el WiZink Center de Madrid, Arctic Monkeys han añadido una segunda fecha en el mismo recinto, el 11 de julio. Las entradas se pueden conseguir en Last Tour y See Tickets. Además, este año encabezan el cartel del Bilbao BBK Live, por lo que también se podrá disfrutar del directo de los de Sheffield el próximo 8 de julio.

‘Sans contrefaçon’: Mylène Farmer explorando su infancia andrógina

12

En agosto de 1987 Mylène Farmer vacacionaba en la Costa Azul, saboreando el éxito de su álbum de debut (‘Cendres de lune’) y varios de sus sencillos. Durante la estancia la acompañaba la fotógrafa Elsa Trillat, que amenizaba los breves trayectos en coche con una cinta recopilatoria que incluía canciones de pop francés antiguo. Mylène enseguida quedó prendada de ‘Comme un garçon’ (“como un niño”) de Sylvie Vartan, porque le recordaba a su infancia. Como comentaría posteriormente en varias entrevistas, de niña llevaba pantalones, el pelo corto, y no jugaba a muñecas. Divertida por la confusión que provocaba en los adultos, que asumían que era un niño, empezó a alentarla poniéndose un abultado pañuelo en la entrepierna.

Una tarde junto a la piscina de la casa en la que se alojaban, Mylène le explicó a Elsa que tenía una idea. Armada con un diccionario de rimas, le dijo “vas a ver cómo se escribe una canción”, y partiendo del título provisional ‘Sans contrefaçon, je suis un garçon’ (“sin engaños, soy un niño”) en media hora tenía la letra acabada. Para completar esta historia demasiado increíble pero sin embargo cierta, esa misma noche Laurent Boutonnat -que se alojaba también allí mientras trabajaba en el guión de una película- echó un vistazo a los versos, sacó un pequeño sintetizador que se había traído, y en cuestión de minutos la música estaba terminada. El potencial del resultado era evidente, así que en septiembre se grabó, en octubre se lanzó y para diciembre era top 2 de las listas francesas.

No hay que romperse mucho la cabeza para entender el medio millón de copias vendidas de este pepinazo: musicalmente es un tema de europop totalmente pegadizo, con una melodía de reminiscencias japonesas que se hacen eco de ‘3eme Sexe’ del grupo Indochine (otra canción que influyó a Mylène en la gestación de ‘Sans contrefaçon’). Y a nivel de letras, la exploración de la artista de su infancia andrógina (“yo no era una ‘tomboy’, sino una chica fracasada”, dijo) es divinamente subversiva. Entre los versos hay hasta una mención al Caballero de Eón, un diplomático y espía francés del siglo XIX que se identificó como hombre y mujer en distintos períodos de su vida. En la portada del sencillo, la foto de Farmer tocada con un gorro de pillo callejero parisino, que por supuesto le hizo Elsa:

Era natural que este canto a la ambigüedad sexual se convirtiera no mucho tiempo después en un verdadero himno gay en Francia, elevando a Mylène al estatus de icono. Difícil no identificarse cuando canta tan literalmente a la dificultad de asumir la identidad propia, o aguantar las juicios y miradas ajenas (“Solo en mi armario / los ojos sombreados de negro / al abrigo de las miradas / desafío los peligros”) y, en definitiva, la incomprensión: “en este mundo que no tiene ningún sentido, sólo soy fiel a mí misma / No admito que me amenacen / De mis decisiones me da igual lo que se vaya a decir”.

La canción no ha dejado de ser relevante en las décadas siguientes, y es ya un clásico absoluto del pop francés de todos los tiempos (una pena que sea tan desconocida en España). En 1996 revivió su éxito como tema principal de la comedia francesa ‘Pédale douce’ (‘Todos están locas’), una aproximación gala al almodovarismo con Fanny Ardant de protagonista. Ese mismo año fue uno de los momentos álgidos de su ‘Tour 1996’, en el que lo interpretaba rodeada de drag queens. Desde entonces ha sido muy versionada, muy remezclada y muy reeditada, y continúa siendo uno de sus mayores éxitos.

Un dato final: imparable en el aspecto creativo a partir del éxito de ‘Sans contrefaçon’, prácticamente todas las letras de su segundo disco ‘Ainsi soit je…’ -que llegaría en marzo de 1988- las ya firmaría Mylène, por fin dueña completamente de los textos como medio de expresión de su carrera.

Sila Lua / Rompe

Por lo presenciado en el concierto de presentación de su debut, el directo de Sila Lua es uno de los que más pueden relucir en festivales este 2023: tiene la voz, tiene la actitud y tiene una banda conformada solo por mujeres. Consciente de que cada detalle cuenta, este primer disco llamado ‘Rompe’ se acoge a cierto hilo narrativo-conceptual. La muerte de su bisabuelo marinero en un naufragio hace décadas le inspira para emprender su propio vuelo en la industria musical. Por eso todos los temas incluyen alguna referencia al mar o a los viajes.

La primera impresión sobre Sila Lua -la de que es otra cantante de trap, urban, whatever-, a la que pueden apuntar singles como ‘Viaje al fin de la noche’, se desmorona cuando empezamos a escuchar el álbum. Aquí hay algún ritmo reggaetonero o latino, pero parecen más bien pasados por el filtro de una M.I.A. o una FKA twigs -que parece una influencia en la portada del álbum-. A eso apuntan los beats de ‘Makara’, con sample de Foyone o la propia ‘Rompe’, tan oscura.

Pero es que el disco comienza con ‘La hija del capitán’, una bonita historia inspirada en su abuela y en el mencionado naufragio, «en la costa de Marruecos, muy cerca del Sáhara», apelando a la nostalgia por nuestros ancestros. Atención al piano, y luego a la guitarra eléctrica. Ningún instrumento tiene un protagonismo total, y ahí están, anticipando que la deriva del álbum será imprevisible.

A continuación, ‘Rompe’ irrumpe bruscamente, y Sila Lua parece estar queriéndonos decir que «las olas» a ella no lograrán «arrastrarla». Recuerda que «la tormenta siempre amaina». La artista ha trabajado en la composición y en la dirección artística del disco durante un año y medio con diferentes productores, y su fichaje por Altafonte le ha permitido, por ejemplo, meter una sección de cuerdas en ‘Patrón‘, un tema contra la histórica violencia de género. «Por mis venas corren llantos, maltratos», entona, ejerciendo de portavoz, entre uno de los mejores trabajos de Mumbai Moon (Marc Seguí, Pimp Flaco, Amaral).

La segunda parte del álbum contiene los singles más populares, como la adaptación de Julieta Venegas ‘Eres para mí’ y el tema de una banda sonora ‘Tanta vida’, encajado por sus referencias al mar. No es la faz más cautivadora del álbum, de hecho podríamos apuntalar que Sila Lua aún no ha escrito o publicado el que ha de ser su mayor macrohit. La virtud de ‘Rompe’ es lo que nos ofrece en la base, como el R&B de ‘Fuego de San Telmo’ o ‘La línea roja’, que consiente comparaciones -más que con Kali Uchis- con Sade.

Shania Twain se libera posando desnuda en su nuevo single

33

Shania Twain ha hablado recientemente sobre posar en topless para la portada de uno de sus últimos singles, ‘Waking Up Dreaming’, lanzado el pasado septiembre como el primer adelanto de su próximo disco, ‘Queen Of Me’. Este estará disponible el 3 de febrero de 2023.

«Esta soy yo expresando mi verdad. Estoy cómoda en mi propia piel y esta es la forma en la que estoy compartiendo mi confianza», dijo la artista durante una reciente entrevista con People. «Creo que la mejor moda es la confianza, y cualquier cosa que te pongas, si te la pones con eso, está de moda», añadió la cantante.

«Soy una mujer al final de sus cincuenta y no necesito esconderme detrás de la ropa», sentenció la cantante de 57 años, que no ha conseguido articular en palabras «lo bien que se sintió posar desnuda». «No tenía nada de vergüenza respecto a mi nuevo cuerpo, ya sabes, hablando como una mujer que está avanzada en la menopausia», añadió la cantante de ‘You’re Still The One’ antes de admitir que es «realmente liberador».

Referenciando el vídeo para su single debut de 1993, ‘What Made You Say That’, Twain añadió que «desde el primer vídeo ya me estaba deshaciendo del sujetador», detallando después las inseguridades que fueron llegando con el tiempo respecto a su cuerpo: «Estaba mucho más firme por aquel entonces, entonces cuando empecé a hacerme mayor comencé a sentir una presión de ‘Bueno, tus pechos no son como solían ser. Tu piel no es tan ajustada como solía ser. Quizá deberías taparte un poco más.'»

Twain afirmó que sintió su confianza «revirtiéndose» con el tiempo, pero que se negó a ello: «Estoy aceptando mi cuerpo mientras cambia, como debería haber hecho desde la infancia hasta la adolescencia y desde los 20 y 30 años hasta mi cuerpo menopáusico».

Babi y Albany intentan dejar atrás a sus exparejas en ‘Lejos’

3

Babi nos ha regalado su cuarto sencillo en menos de dos meses, y es su primera colaboración con Albany, la cual bautizamos recientemente como «la reina del sad trap», por lo que esta unión sin duda promete. En ‘Lejos’, nuestra Canción del Día, tanto Babi como Albany hablan de las razones por las que quieren «lejos» a sus ex sobre una relajada base de trap lento y con el melódico autotune al que nos tienen acostumbrados.

«Y yo siempre en keli pa’ tenerle lejo’ / Pa’ olvidarme que estoy llena de complejos», canta la misteriosa cantante madrileña en el estribillo. Mientras que el primer verso tiene un contenido más amplio y general, el segundo se vuelve más personal, con Babi hablándole directamente a la persona que le ha hecho daño y avisándole de que la culpa «te va a matar». Aun así, esta admite que ni la muerte de su ex le quitará de sufrir: «Y aun así no me libro de tu movie / Tú todo tranqui y yo modo Kill Bill».

Albany es consciente de la anticipación que rodea su figura y abre su verso con este pedazo de frase: «Tengo esta depresión por vida, no se la lleva ni el viento». En el resto de su genial verso, la artista catalana (criada en Granada) habla sobre las carencias de la persona a la que quería: falso amor, mentiras… Aun así, Albany pide a Dios que cuide a esta persona, pese a saber que «es una misión un poco imposible».

A mediados de diciembre, Babi lanzó ‘Corales’, mientras que en noviembre también presentó los singles ‘No somos iguales’ y ‘No drama’. En esta última, la madrileña referenciaba a Rosalía y a su ‘HENTAI’: «Me quieres más que al billete y más que a estar high / Que no eres la ROSALÍA but you wanna ride».

No solo Benidorm Fest: La Élite, Najwa, Zahara… en RFTW

1

Hoy no es precisamente un día tonto para las playlists españolas. Compartimos nada menos que las 18 canciones nuevas aspirantes a Benidorm Fest, entre las cuales hay propuestas interesantísimas de Blanca Paloma, Fusa Nocta, Alice Wonder, Rakky Ripper, Karmento, Alfred y muchos más. Pero ahí no queda todo.

Hay por ejemplo nuevo disco del divertido grupo de punk LA ÉLITE; nuevo tema de Najwa; Zahara ha subido ‘MADRE’, los extras que iban dentro de la caja de ‘PUTA’, y hay nuevo single con bien de sampleo de su colega Perarnau IV…

Tras la nueva colabo de Bad Bunny, os ofrecemos una versión de Karavana de ‘Tití me preguntó’ en clave de rock. No tiene desperdicio.

Entre las curiosidades del día, tenemos el dúo de Babi y Albany, nuevos temas de Tigres Leones, Paco Moreno, San Tosielo, La Paloma, NIA, DJ Snake u Oliver Tree, entre muchos otros. Como Ava Max, que ya ha sido «Canción del Día» con ‘Dancing’s Done‘ o Alex Granero, que podría serlo pronto con ‘Me lo merezco’.

Anastacia actuará en Madrid en 2023

16

El ícono del pop Anastacia, autora de hits multiplatino como ‘Left Outside Alone’ o ‘I’m Outta Love’, ha anunciado una nueva gira europea cuyo nombre referencia precisamente este último tema, llamándose ‘I’m Outta Lockdown – The 23rd Anniversary’. Además, Anastacia volverá a actuar en la capital de nuestro país, el 17 de julio de 2023 en el Palacio Municipal de IFEMA.

La preventa de la gira comenzará el próximo 27 de diciembre a las 10h y durará hasta el 29 de diciembre a las 9h. A las 10h de ese mismo día, jueves 29 de diciembre, comenzará la venta general de entradas, que podrán ser adquiridas a través de Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés.

Es la primera gira de Anastacia desde 2018 para promocionar su séptimo álbum de estudio, ‘Evolution’, que se convirtió en su sexto álbum en alcanzar el Top 10 del Reino Unido. En octubre de 2021, Anastacia participó y ganó The Masked Singer Australia. Hasta la fecha, Anastacia ha vendido más de 30 millones de discos en todo el mundo.

Agoney se defiende de las críticas en redes: «Hablamos el 10 de octubre»

17

Ha pasado casi una semana desde la publicación de las 18 canciones del Benidorm Fest 2023 y ya están empezando a asentarse los favoritos del evento. Entre estos, Fusa Nocta, Agoney y la artista que creemos que puede dar el «Chanelazo» este año, Blanca Paloma. En concreto, Agoney también ha sido el foco de algunas críticas respecto a su, aún desconocida, puesta en escena y se ha visto obligado a defenderse en Twitter.

Todo comenzó el pasado martes, cuando el cantante canario habló en una entrevista de RTVE sobre la actuación que llevará en enero al programa. Refiriéndose al escenógrafo de Agoney para el show de Benidorm, el presentador Fede Arias apuntó que le tenía que «cobrar un montón» al artista canario, a lo que este respondió: «Ah, bueno, lo paga Universal».

Este mismo jueves, Agoney recurrió a su Twitter para aclarar la información y defenderse de sus detractores: «Universal no paga mi puesta en escena del Benidorm Fest. He contratado un escenógrafo, al igual que he contratado un coreógrafo». También, aprovechó para recalcar el odio que recibe continuamente en la red social, añadiendo un «del resto ya hablamos el próximo 10 de octubre». Por si alguien no se aclaraba, el artista de OT también adjuntó una imagen explicando que el 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental.

‘Cendres de lune’, el disco que convirtió en estrella a Mylène Farmer

“Cenizas de luna” es el disco de debut de Mylène Farmer. Editado en 1986, contenía 8 canciones, a las que se añadió ‘Tristana’ en la reedición de 1987 (y que se considera la versión “canónica”). La artista franco-canadiense ya había lanzado dos singles en 1984, pero ‘Cendres de lune’ supondría su postulación definitiva como candidata a estrella: el estilo musical y vocal, los temas de las canciones, la estética cuidadosamente trabajada, sentarían las bases de lo que ha venido siendo la discografía de Mylène en los siguientes 36 años, un universo propio en sí mismo.

Tras el fracaso de su segundo sencillo en 1984 (‘On est tous des imbeciles’), el sello RCA decide prescindir de ella a pesar del éxito aceptable de su debut (‘Maman a tort’), y la cantante es fichada por Polydor, donde prepararía este disco a lo largo del año 85 en estrecha colaboración con su gran aliado creativo, Laurent Boutonnat. Ese tándem ganador que durante discos y décadas rezaría “música de Laurent y letras de Mylène” (y que incluiría el megaéxito de Alizée 15 años después) comienza justo aquí. A pesar de que en ‘Cendres de lune’ muchas letras son todavía de Laurent, éstas están completamente al servicio de ese naciente universo particular de la cantante, y las que hizo ella serían cruciales para establecer su estilo.

Empezando por el single de adelanto, elegido por Polydor y con letra de Farmer: ‘Plus Grandir’ abordaba una temática muy 80’s, la fobia por dejar de ser joven. Su lanzamiento a finales del 85 no consiguió grandes ventas, pero su carísimo vídeo sentaría otra de las bases estratégicas de la carrera de la artista: superproducciones en Cinemascope de factura técnica totalmente cinematográfica dirigidas por el propio Boutonnat, y a menudo ambientadas en fantasías visuales de época (el campo de refugiados de ‘Désenchantée’ o la Guerra de los Siete Años de ‘Pourvu qu’elles soient douces’). El diseño visual de Boutonnat incluiría la fotografía de muchas de las portadas, y convertiría en los siguientes años el lanzamiento de cada nuevo clip en un acontecimiento nacional, llegando su sombra hasta las escenografías de parte de las primeras giras de Farmer, inspiradas en ellos. Su nueva discográfica tuvo la visión suficiente para apostar por ‘Cendres de lune’ a pesar de las discretas ventas de ese adelanto y los ingentes gastos del clip. No se arrepentirían.

El álbum comienza con ‘Libertine’, que también fue elegida como single de lanzamiento en abril de 1986. Es difícil de explicar el tremendo impacto cultural de esta canción de precioso electro-pop ultracomercial sin abordar su letra y su vídeo. Cuando el tema era solo una melodía, Mylène improvisó durante un ensayo cantando “je suis une pute” y Boutonnat recogió y adaptó la idea en ese ya mítico “je suis libertine / je suis une catin” (“soy libertina / soy una ramera”). Sus versos de corte erótico-masoquista (“amar es llorar cuando te inclinas”) incluyen un “entre mis dunas / reposan mis infortunios / y es desnuda como aprendo la virtud”, sacado directamente del Marqués de Sade. La canción creó una previsible polémica en el reaccionariado francés que de nada sirvió, porque pronto lograría eso tan difícil de conseguir, que es convertirse simultáneamente en un himno pop aceptado por un enorme público y en un himno de la lucha por los derechos: se trata de uno de los primeros ejemplos en la cultura popular francesa de reapropiación de un término despectivo hacia la mujer.

Tras ‘Au bout de la nuit’, un bonito medio tiempo de vaporosos sintetizadores y temática sensual, con voces muy Jane Birkin (una referencia evidente en los primeros años de su carrera, no tanto después), llega ‘Vieux Bouc’. Entre rapeado y recitado se suceden estrofas de provocación (“viejo cabrón, ¿eres frágil? / ¿Te gustan mis campanadas matutinas? / El himen será mi regalo / ahora mismo tengo fuego en la sangre”) y estribillos cantados, con una base rítmica e instrumental llena de los sonidos metálicos y duros característicos del Fairlight II, ese carísimo sampler que marcó el rumbo sonoro de la segunda mitad de los 80.

Laurent Boutonnat hizo uso profuso de la paleta de sonidos del Fairlight a lo largo y ancho de ‘Cendres de lune’, como es evidente en el uso de sus características flautas en la siguiente canción, ‘Tristana’, otra de las piezas más brillantes e importantes del disco. En realidad fue un sencillo posterior a la edición original del LP, pero su éxito fue tal que a partir de 1987 se incorporó a las nuevas ediciones (un poco como ‘Into the Groove’ en ‘Like a Virgin’), y con razón: es la gran primera canción pop de melancolía sublime de Mylène, la primera de muchas que seguirían. Una combinación de pop electrónico de acordes menores con letras de abatimiento y desesperación que la artista llegaría a perfeccionar con la destreza de una cirujana: de aquí a ‘Désenchantée’ faltaban todavía unos años, pero Boutonnat y Farmer ya estaban sentando las bases de una de sus especialidades, el dramatismo envuelto en suave y triste pop, letra íntegramente de Mylène (“Adiós Tristana, tu corazón se ha enfriado / Dios baja los brazos / ¡Dejad que se vaya, dejad que muera!”).

El fin de la cara A llega con ‘Chloe’, cantada con voz de niña, a modo de macabra canción infantil sobre un ahogamiento, en el que Boutonnat quiso plasmar “la inocencia y a la vez la crueldad de la infancia”, y que temáticamente conecta con el comienzo de la cara B, pasando de la infantofobia a una mucho más interesante visión de lxs niñxs como seres sintientes, y capacitadxs para el amor. La inclusión de ‘Maman a tort’ en este primer álbum de Mylène es crucial: a fin de cuentas fue su primer single, y a pesar de datar de 1984, con la conveniente remezcla de Boutonnat suena totalmente integrada en el disco. Por no mencionar que se trata de uno de los más fascinantes sencillos de toda la década de los 80 franceses, una hipnótica combinación de electro-pop con sintes y bajo de música disco, y una letra enigmática y surrealista al estilo de un recitado infantil (“uno, mamá está equivocada / dos, es bonito el amor / tres, la enfermera llora / cuatro, la amo”). Ya en su edición original la canción fue controvertida, porque conforme avanza la letra Mylène canta con voz de niña/adolescente sobre sentirse atraída por la enfermera que la cuida mientras está internada en un hospital (“cinco, es mi derecho / seis, el tocarlo todo / uno, la enfermera canta / dos, eso me hace sentir cosas”). Con mención final en el delicioso estribillo en falsete a “me gusta lo que me prohíben, los placeres groseros / me gusta cuando me sonríe, amo a la enfermera, mamá”. Las connotaciones sáficas de la letra seguramente impidieron que fuese un éxito mayor en las radios, pero situaron a Mylène en el mapa con una canción que se considera precursora de las referencias a la homosexualidad en el pop francés.

La cara B culmina con tres canciones más: la estructura totalmente repetitiva -tres acordes en loop- de timbres metalicos de ‘We’ll Never Die’ es totalmente adictiva, casi proto-tecno (¡ese bajo!) pero con excitante melodía. ‘Greta’, dedicada a la Garbo, es el clásico ejemplo de canción lenta y atmosférica muy ochentas, casi se pueden oír las nieblas de hielo seco en esas reverbs catedralicias, frases sampleadas de la película ‘La mujer de las dos caras’, y sonidos ambientales. Mientras, Mylène canta a quien considera referencia artística e inspiración: “»Frances Farmer y Greta Garbo me inspiran respeto. Su coraje es inmenso. Son pioneras de una lucha, la del reconocimiento de las mujeres en el ámbito artístico. Tenían carácter, fueron insolentes, frágiles y no hacían concesiones”. Ni que decir tiene que de Frances (actriz trágicamente reprimida en los años 50 por el sistema) tomó Mylène su apellido artístico. La letra comienza con “divina, exquisita” y no baja el tono de adoración en ningún momento (“Greta ríe, y yo me sonrojo / Greta muere, y oigo a Dios llorar / Greta ama, divina infiel”), todo ello cantado con el timbre cristalino (divino, exquisito) de Mylène.

El final llega a lo grande con ‘Plus grandir’ con su letra añorante escrita por Mylène (“no crecer, no morir, no sufrir”) y hechuras de europop mainstream. Se entiende que fuese el single de adelanto, con ese estribillo con mucho gancho en una canción de pop que podría recordar al público a cantantes de la escena francesa como Corynne Charby o Véronique Jannot. Sin embargo presentaba ya elementos distintivos, propios de este excelente ‘Cendres de lune’: los sonidos sampleados a distintos tonos en la introducción (de nuevo el Fairlight), que reaparecerían en ‘Libertine’ y otros momentos del disco, o la temática muy personal y excéntrica, un adelanto de la nueva Mylène, la que pronto tomaría el control de las todas las letras y del manifiesto artístico-político de su propuesta, ofreciendo un nuevo personaje hasta en lo físico: un mes después del lanzamiento del álbum se tiñó el pelo de su célebre y ya eterno color rojo flamígero, forjando esa impactante identidad visual que la ha acompañado en todas estas décadas de éxito.

Quevedo anuncia gira y concierto en el WiZink para 2023

9

Quevedo ha anunciado tres fechas para su ‘DQE TOUR’, que arrancará en marzo del año que viene en el archipiélago canario y con el que intentará vender los 16.000 asientos del WiZink Center de Madrid.

El cantante del megahit ‘Quédate’ actuará el próximo 11 de marzo en el Gran Canaria Arena de Gran Canaria, el 5 de mayo en el WiZink y el 12 de mayo en el Sant Jordi Club de Barcelona. De momento, estas son las únicas fechas que se han confirmado y todavía no se sabe si se añadirán más, aunque es probable.

Así lo ha anunciado Quevedo en Instagram, mediante un divertido vídeo (intencionadamente editado) en el que el artista de 21 años se juega a canastas los destinos de su gira. Eso sí, de su disco debut no ha compartido ninguna noticia. Las entradas para la gira saldrán a la venta mañana a las 11 en Canarias y a las 12 del mediodía en el resto de España.

El último lanzamiento del canario más exitoso de 2022 también era uno de los más esperados, tanto por él como por sus fans, y es que Quevedo ya puede decir que ha cumplido el sueño de tener una canción con Myke Towers, la llamada ‘Playa Del Inglés’: «Cumplí mi sueño perrros no hay nada por encima que el tema con myke, asi que a partir de ahora esperen de mi parte cantos gregorianos y baladas», escribía el canario en su Twitter.

Lana Del Rey trolea a su exnovio con la promo de su nuevo disco

22

Solo existe un cartel promocional del próximo disco de Lana Del Rey, ‘Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd’, y está en Tulsa. La razón es simple, resulta que Tulsa es la ciudad natal de su ex, Sean Larkin.

Así lo ha explicado la propia artista en su cuenta privada de Instagram (@honeymoon), en la que ha subido un selfie con el cartel de fondo y con esta caption: «Solo hay uno y está en Tulsa». En la sección de comentarios la cantante neoyorquina ha explicado muy brevemente por qué ha elegido la ciudad de su exnovio para mostrar el cartel: «Es. Personal.».

Naturalmente, a los fans de Lana les ha encantado esta decisión y han aplaudido a la cantante por esta elegante muestra de venganza. Una usuaria de Twitter apuntaba, muy acertadamente, que «Lana Del rey poniendo un solo cartel de su disco en la ciudad de su exnovio para postearlo después es muy Lana Del Rey». Otros fueron más allá y se dieron cuenta de que la canción que pone título al disco fue lanzada el 7 de diciembre, coincidiendo con el cumpleaños del mismo exnovio.

Lana anunció a principios de este mes que su nuevo disco saldría el próximo 10 de marzo bajo el nombre de ‘Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd’ y el primer single, del mismo nombre, ya está disponible.

Rex Orange County asegura que han retirado sus cargos por acoso sexual

19

Todos los cargos por acoso sexual contra Rex Orange County han sido retirados. Así lo ha explicado Alexander O’Connor, su nombre de nacimiento, mediante un comunicado compartido en redes sociales.

«La Fiscalía de la Corona ha revisado la evidencia y ha decidido que este caso no va a ir a juicio, con veredictos de no culpable para todos los cargos», comenzaba el comunicado. «Nunca he acosado a nadie y no apruebo la violencia ni el comportamiento abusivo de ningún tipo», se excusaba el cantante y compositor británico.

O’Connor ha aclarado que fue acusado por tocar alguien indebidamente en «la pierna, el cuello, la espalda y el trasero», por lo cual recibió seis cargos por acoso sexual. Este asegura que «la única prueba contra mí era la explicación de la individua» y que las cámaras de seguridad de la policía consiguieron metraje que «contradecía su versión de los hechos». Además, según O’Connor la pareja de la joven también participó en el interrogatorio y sus respuestas no apoyaron las alegaciones contra el artista.

«Ha sido una temporada difícil para todos los involucrados y me gustaría dar las gracias a la gente que me ha ayudado en esto y a mi familia y seres queridos por su constante apoyo», terminaba el escueto post. El joven de 24 años estaba acusado de seis casos de acoso sexual a una menor que habrían ocurrido a principios de junio, según declaró en su momento la joven de «poco más de 16 años». El caso iba a llevarse a juicio a principios de enero de 2023.

‘Aftersun’, el deslumbrante debut autobiográfico de Charlotte Wells

La memoria es una de las cualidades más valiosas de nuestra existencia. Desde que somos pequeños vamos construyendo recuerdos, vivencias que se nos quedan grabadas, frases aparentemente insignificantes que de alguna manera no se olvidan; personas que aparecen y desaparecen; caras, lugares y sensaciones que marcan para siempre. Las grabaciones de vídeo y las fotografías inmortalizan estos instantes, pero hay algo que es imposible de captar: nuestras circunstancias y mentalidad de ese preciso momento. Lo que se nos pasaba por la cabeza cuando hacíamos la foto o cuando nos grababan en vídeo.

En su debut en la dirección, la escocesa Charlotte Wells se embarca en una búsqueda imposible para capturar el recuerdo con todos sus matices, y trasladar al espectador a esas vacaciones de verano que vivió de niña con su padre en Turquía en los años 90. En su ficción autobiográfica, Sophie, de 11 años, pasa unos días con su padre en un resort para extranjeros en la costa turca. De manera puntual, Wells alterna esa línea temporal con otra en la que una Sophie adulta reflexiona sobre su yo de aquel momento y, especialmente, sobre la figura de su padre.

No es hasta que uno va creciendo que se da cuenta de que los padres son personas con tantos problemas como cualquier otra, y que no tienen siempre todo completamente bajo control. En ‘Aftersun’, la Sophie niña aún no tiene la madurez suficiente para darse cuenta de esto, pero de cierta forma, su estancia en Turquía le servirá a su versión futura para entender mejor a su progenitor.

Wells deja que sus imágenes hablen por sí mismas y nunca incide en lo obvio. Mediante un ritmo pausado y melancólico, la directora elabora una preciosa historia paterno-filial, que paulatinamente va calando hasta encogerte el corazón, casi sin que te des cuenta. Su mirada observadora y la excelente química que consigue de sus actores, hace que sea difícil no enamorarse de ambos personajes. Frankie Corio en su primer papel como actriz derrocha carisma y gracia, mientras que Paul Mescal encarna a un hombre herido y de buen corazón de forma conmovedora. La relación entre ambos se construye a base de pequeños detalles cotidianos, diálogos aparentemente anodinos que esconden matices esenciales sobre el cariño, los cuidados y los respectivos momentos vitales en los que ambos se encuentran.

Ver ‘Aftersun’ es como viajar al pasado, incluso si tu propia experiencia difiere de lo que la película cuenta. La dirección de Wells hace que parezca que has vivido ese momento y que conoces a (y te reconoces en) esas personas. Es una película tremendamente personal e introspectiva, pero siempre desde una visión universal. Su labor como directora y guionista novel impresiona por su madurez creativa y su asombrosa capacidad para conseguir que los complejos sentimientos que quiere trasmitir se metan debajo de tu piel, logrando una de las más bellas reflexiones sobre la infancia, la fugacidad del tiempo y la familia del cine reciente.

Resulta complicado no salir conmovido de ‘Aftersun’, un deslumbrante y devastador debut que rebosa verdad y cariño en cada plano. La sutil partitura de Oliver Coates es una de las más elegantes y emocionantes que se han hecho este año. Así como cierta escena en torno al final en la que suena ‘Under Pressure’ de Queen y Bowie, que consigue sacudirte emocionalmente de la manera más imprevista. Si toda la película es una sucesión de fotogramas estéticamente cuidados y sugerentes, Charlotte Wells se saca de la manga un plano final magistral, en el que rinde homenaje a su memoria, a su yo del pasado, a su presente y a su futuro con una imagen poderosísima para el recuerdo.

Blanca Paloma podría protagonizar el nuevo «Chanelazo» con su «anti-nana» ‘Eaea’

9

‘Eaea’ ha sido la última canción de Benidorm Fest en llegar a plataformas de streaming. Las demás lo hicieron el lunes a la 13.00; las más rezagadas, algunas horas más tarde. Blanca Paloma anunciaba, tan pancha, que su tema saldría el viernes, apareciendo únicamente en Amazon Music. Finalmente ha reaccionado y el tema ha aparecido en la noche del miércoles al jueves en las plataformas que restaban. ‘Eaea’ es nuestra «Canción del Día» hoy.

Blanca Paloma tan solo tenía hasta ahora 2 canciones subidas a Spotify, la que presentó a Benidorm Fest el año pasado, ‘Secreto de agua’, y ‘Niña de fuego’. ‘Eaea’ es la mejor de los 3. Si en una los guiños a la modernidad se contaban con los dedos de una mano, y en la otra eran las guitarras eléctricas el elemento más discordante, en este caso estamos ante una producción abiertamente traída al siglo XXI. La ha realizado José Pablo Polo, pero si nos dicen que la ha hecho Bronquio, nos lo creeríamos. Más que nada porque Blanca Paloma le sigue en Instagram. Y a Rocío Márquez, también.

Era la intención de ‘Tercer cielo‘, uno de los mejores discos de 2022, unir el taconeo y el flamenco de Rocío Márquez con los sonidos de Berghain y Jamie xx que tanto admira Bronquio. Y eso es exactamente lo que podríamos decir de este tema tan lorquiano sobre la muerte, la luna y el elemento generacional (está dedicada a la abuela de Blanca Paloma, Carmen), que podría catalogarse como «anti-nana». Es imposible dormirse escuchándolo. Es más bien de zapatear, de bailar.

Irónicamente, Blanca Paloma interpretó otra ‘Nana’ en la gala 0 de Benidorm Fest y se merendó el escenario. Tenemos ciertas dudas sobre lo que va a ser capaz de hacer alguno de los aspirantes del certamen a finales del próximo mes de enero, pero sabemos que 1) ella lo va a bordar y 2) el jurado la va a apoyar. Es evidente que es una apuesta personal de RTVE.

Esto significa que puede que Blanca Paloma haga cifras muy modestas en streaming estos días, en comparación a las de Fusa Nocta, Agoney o Vicco; y después haya «Chanelazo». Primero, para disgusto del público. Finalmente, para reconocimiento del mismo.


PODCAST: ¿Quién ganará BENIDORM FEST 2023?


‘Alcarràs’, fuera de los Oscar; Gaga, RiRi, Tay Tay, LCD… dentro

16

Continúa la carrera de los Oscar 2023. No se conocen aún los nominados, pero sí una primera lista de clasificados, y hay malas noticias para España en la categoría de largometraje. ‘Alcarràs’ de Carla Simón, nuestra película seleccionada para los premios, no está entre las 15 elegidas para poder ser nominada a Mejor Película de Habla No Inglesa. Había 92 países que presentaban sus candidaturas, y estamos entre los 77 eliminados. Las escogidas han sido las siguientes:

Argentina, “Argentina, 1985”
Austria, “La emperatriz rebeldfe”
Bélgica, “Close”
Camboya, “Return to Seoul”
Dinamarca, “Holy Spider”
Francia, “Saint Omer”
Alemania, “Sin novedad en el frente”
India, “Last Film Show”
Irlanda, “The Quiet Girl”
México, “Bardo, Falsa crónica de unas cuantas verdades”
Marruecos, “The Blue Caftan”
Pakistán, “Joyland”
Polonia, “EO”
Corea del Sur, “Decision to Leave”
Suecia, “Conspiración en el Cairo”

Hemos corrido mejor suerte en la categoría de cortometraje, y superan esta criba ‘Tula’ de Beatriz de Silva; ‘Votamos’ de Santiago Requejo y ‘Plastic Killer’ de Josep Pozo. El 24 de enero se conocerán los nominados definitivos y el 12 de marzo son los Oscar.

En cuanto a la categoría de Mejor Canción, en una línea similar a los Globos de Oro, ‘California’ de Taylor Swift, ‘Hold Me Up’ de Lady Gaga y ‘Lift Me Up’ de Rihanna son aspirantes, sumándoseles LCD Soundsystem por el tema para ‘White Noise’; Jazmine Sullivan, Selena Gomez y The Weeknd, que ha llegado a tiempo con ‘Nothing Is Lost’, su tema para el nuevo «Avatar». Eso sí, tanto Taylor Swift como Kendrick Lamar han sido excluidos de la carrera del Oscar al Mejor Corto.

Estos son los clasificados:
Giveon – Time (Amsterdam)
The Weeknd – Nothing Is Lost (You Give Me Strength) (Avatar: The Way of Water)
Rihanna – Lift Me Up (Black Panther: Wakanda Forever)
Son Lux Featuring Mitski & David Byrne – This Is a Life (Everything Everywhere All at Once)
Gregory Mann – Ciao Papa (Guillermo del Toro’s Pinocchio)
Rita Wilson & Sebastián Yatra – Til You’re Home (A Man Called Otto)
Rahul Sipligunj, Kaala Bhairava & M.M. Keeravani – Naatu Naatu (RRR)

Selena Gomez – My Mind & Me (Selena Gomez: My Mind & Me)
Ryan Reynolds, Will Ferrell & The Spirited Ensemble – Good Afternoon (Spirited)
Sofia Carson – Applause (Tell It like a Woman)
Jazmine Sullivan – Stand Up (Till)
Lady Gaga – Hold My Hand (Top Gun: Maverick)
J. Ralph & Norah Jones – Dust & Ash (The Voice of Dust and Ash)
Taylor Swift – Carolina (Where the Crawdads Sing)
LCD Soundsystem – New Body Rhumba (White Noise)

Son Lux aspira tanto a Mejor Canción (junto a Mitski y David Byrne), como a Mejor Banda Sonora, donde están entre los competidores Ludwig Göransson, John Williams, Hildur Guðnadóttir o Alexandre Desplat:

Volker Bertelmann – All Quiet on the Western Front
Simon Franglen – Avatar: The Way of Water
Justin Hurwitz – Babylon
Carter Burwell – The Banshees of Inisherin
Ludwig Göransson – Black Panther: Wakanda Forever
Chanda Dancy – Devotion
John Powell – Don’t Worry Darling
Son Lux – Everything Everywhere All at Once
John Williams – The Fabelmans
Nathan Johnson – Glass Onion: A Knives Out Mystery
Alexandre Desplat – Guillermo del Toro’s Pinocchio
Michael Abels – Nope
Nicholas Britell – She Said
Terence Blanchard – The Woman King
Hildur Guðnadóttir – Women Talking

Metro Boomin / HEROES & VILLAINS

Desde que consiguiera su primero número 1 al servir como productor para Migos en la enorme ‘Bad and Boujee’ (2016), Metro Boomin se ha convertido en uno de los superproductores más importantes e influyentes del hip hop estadounidense. Leland Tyler Wayne, su nombre real, puede decir que ha trabajado con el Olimpo del género, desde Kanye hasta Drake, pasando por Future y Post Malone, y además, siendo un artista jovencísimo (consiguió su primer Nº1 con 23 años) ha conseguido elaborar un sonido único, reconocible y frecuentemente imitado.

Tanto ‘NOT ALL HEROES WEAR CAPES’, su primer disco en «solitario», como ‘SAVAGE MODE 2’, su segundo LP colaborativo con 21 Savage, debutaron en el Nº1 del Billboard 200 y recibieron críticas muy positivas, sobre todo alabando la oscura e inquietante producción de Metro, como sacada de una película de terror. En especial, ‘SAVAGE MODE 2’, que además significó la primera colaboración de Morgan Freeman en un álbum de rap, conduciendo el aspecto narrativo del mismo. Otros grandes éxitos producidos por Metro son ‘Mask Off’ de Future o ‘Heartless’, el primer single del ‘After Hours’ de The Weeknd.

Conociendo de dónde viene el productor y compositor estadounidense, no es de extrañar que ‘HEROES & VILLAINS’ haya conseguido la misma hazaña que los dos discos anteriores, debutando directamente en el número 1. Y no es para menos. Ya de entrada, el reparto es bastante más impresionante que en su primer disco, con estrellas como The Weeknd, Travis Scott o A$AP Rocky y con cameos gratuitos de, una vez más, Morgan Freeman.

Digo reparto, porque ‘HEROES & VILLAINS’ es un disco totalmente cinemático. No es que siga un hilo narrativo, ni mucho menos, pero a Metro Boomin le encanta dar esa dimensión a sus discos a través de samples peliculeros, pasajes hablados y transiciones limpísimas. Este sentido cinemático también se traspasa a la música, formada por unos beats dramáticos, complejos y plagados de sutiles, pero contundentes cambios.

‘Walk Em Down (Don’t Kill Civilians)’ es, precisamente por esto, uno de los mejores (y más amenazantes) temas del disco. Todo lo dicho en el párrafo anterior está condensado en esta canción, siendo además el corte que mejor define el concepto detrás del disco, el contraste entre héroes y villanos. Las letras asesinas de 21 Savage («Buck shots hit his stomach / Now his guts gone») en la primera parte, juntado con la durísima base de Metro, forman el soundtrack que todo buen villano se merece. Esto es, hasta que llega Mustafa en la segunda mitad para salvar el día sobre un esperanzador piano.

Pese a no inventar la rueda, Metro Boomin hace un trabajo encomiable tanto de producción como de dirección, pero no todos los actores de ‘HEROES & VILLAINS’ están a la altura. Tras el hype del primer tema llegan ‘Superhero (Heroes & Villains)’ (con Future y Chris Brown) y ‘Too Many Nights’ (con Don Toliver y Future): la primera presenta uno de los mejores y más atmosféricos beats del proyecto y la segunda es hasta más pegadiza que el hit del disco, ‘Creepin». Sin embargo, con ‘Raindrops (Insane)’ ya se empieza a vislumbrar que el mayor problema de este proyecto son las desinspiradas apariciones de Travis Scott.

Hubo un tiempo en el que Travis estaba protegido por el «efecto superestrella», con el que parecía que nunca fallaba, pero ya hace mucho de eso. Tanto, que Scott se ha vuelto hasta genérico. Está presente en cuatro canciones, empatado con Future y 21 Savage, y parece que está usado como un recurso para rellenar tiempo. No hay ningún tipo de sustancia en sus versos y usa prácticamente el mismo flow en todas sus apariciones, sobre todo en ‘Niagara Falls’ y ‘Lock On Me’, prácticamente indistinguibles entre sí. Esperemos que ‘UTOPIA’ tenga poco que ver con esto.

‘Feel The Fiyaaaah’ es un final positivo y fresco para el disco. Después de tanta oscuridad en la producción, que puede llegar a hacerse monótono, este corte ofrece un sample chopeado de soul setentero que destaca como el beat más diferente de todos. Mientras A$AP Rocky se pregunta «¿Por qué somos codiciosos como los lobos»?, el difunto Takeoff aparece para marcarse un gran verso basado en el abecedario y poner el punto final a un disco con más aciertos que fallos, y con más héroes que villanos.

Benidorm Fest 2023: pros y contras de cada candidata

21

Dedicamos el nuevo episodio de REVELACIÓN O TIMO, EL PODCAST DE JENESAISPOP, a analizar las posibilidades de las 18 candidatas para el Benidorm Fest. Mientras Fusa Nocta y Agoney se disputan el puesto de la canción más escuchada en Spotify y aguardamos a que otras favoritas como Blanca Paloma lleguen a plataformas (sucederá este viernes), desgranamos las mejores propuestas, también las más locas, absurdas, arriesgadas o aburridas, de un primer vistazo.

¿Hay alguna canción tan icónica como ‘Ay mamá’ y nos daremos cuenta en unos días? ¿Quién puede dar el «Chanelazo»? ¿Hay demasiada Rosalía o nunca será suficiente hasta que llevemos algo de su estilo? ¿Quién puede desmoronarse a juzgar por lo visto en la gala 0 del programa? ¿Habrá nueva polémica por el tema en lengua co-oficial? Estas son algunas de las cuestiones que repasamos en este podcast de 100 minutos en el que además escuchamos unos segundos de las 18 candidatas para situarnos.

Recordamos que no estuvimos nada desacertados en nuestro análisis de las canciones de Benidorm Fest 2022 y que el episodio en el que analizamos el festival a toro pasado es el más escuchado de la historia de nuestro podcast con cerca de 20.000 reproducciones. Ahora que es Navidad, ya sabéis que si os gusta nuestro podcast o lo habéis disfrutado este año podéis apoyarlo comprando algún artículo en la tienda de JENESAISPOP y/o regalándolo por Reyes. Los gastos de envío son gratis a partir de 30 € con el hashtag YOAPOYOALAPRENSAMUSICAL. También podéis hacer donativos a través de paypal en tienda@jenesaispop.com.