Inicio Blog Página 523

Ed Sheeran decepciona en la lista de singles española

0

Como hemos comentado, ‘Todo de ti’ de Rauw Alejandro sigue siendo la canción más escuchada en nuestro país una semana más. El disco que la incluye ha entrado en el número 1 de álbumes española y, por lo tanto, es posible encontrar varias de sus pistas en la lista de singles. Así, ‘Sexo virtual’ aparece en el número 22, ‘Cúrame’ en el 72, ‘Nubes’ en el 81, ‘Aquel Nap Zzzz’ en el 82, ‘La Old Skul’ en el 90 y ‘Cosa guapa’ en el 91.

La entrada más fuerte de la lista de singles esta semana es para el remix de ‘AM’ de Nio Garcia con J Balvin y Bad Bunny, que se posiciona directo en el número 6. El tema original, producido por Flow La Movie, sumaba ya más de 200 millones de reproducciones en Spotify, mientras el remix alcanzará pronto las 40 millones. ¿Se avecina número 1?

Como ha solido ocurrir recientemente con los nuevos singles de artistas anglosajones como Justin Bieber o Billie Eilish, Ed Sheeran tampoco obtiene una buena posición de entrada en la lista de singles española con ‘Bad Habits‘. El primer single del próximo disco de Sheeran debuta en el número 48, a años luz de los datos británico (top 1) y estadounidense (top 5). ¿Tendrá algún recorrido el tema en nuestro país? ‘Bad Habits’ ya está fuera del top 50 de Spotify Spain pero es número 7 en la lista de Los 40 Principales.

En cuanto al resto de entradas, ‘BOBO’, la divertida versión españolizada de ‘No Scrubs’ por Mariah Angeliq, Bad Gyal y María Becerra, entra en el número 41, la nueva sesión de Bizarrap con Nicky Jam lo hace en el 58 tras viralizarse; el remix de ‘2:50’ de Mya, Tini y Duki aparece un puesto por debajo, en el 59; el remix de ‘Mándame un audio’ de Fresquito y Mango con Aitana en le 69 y ‘Dos veces’ de Davis Bisbal y Luis Fonsi en el 79.

Finalmente, completan la tanda de entradas ‘Rakata’ de Original Elias, Moncho Chavea, Yotuel y C de Cama (93) y el remix de ‘No me conocen’ de Bandido, Duki, Rei y Tiago PZK (100). Con todas ellas os dejamos… aunque solo adjuntamos una de Rauw Alejandro, que ya acapara suficiente la lista de singles.










Rauw Alejandro, número 1 de álbumes en España

5

Rauw Alejandro, que sigue en el número 1 de singles en la lista de singles española con ‘Todo de ti’, debuta en el número 1 de álbumes con ‘VICE VERSA’. Esto significa que Alejandro es número 1 simultáneo en las listas de éxito españolas, algo que no sucede tan habitualmente. La última vez que ocurrió fue tras el lanzamiento de ‘El Madrileño‘ el pasado invierno.

Los alemanes Helloween, anterior número 1 de álbumes, un dato sorprendente pues no suele verse un disco de heavy metal en esta posición a pesar de las saludables ventas físicas que sigue produciendo el rock en nuestro país; baja hasta la novena posición, mientras Olivia Rodrigo permanece en el 2, C. Tangana en el 3 y Camilo en el 4, seguidos -en este orden- por Dua Lipa, Karol G, Sech y el propio Rauw Alejandro con ‘Afrodisiaco’, su anterior disco.

Entre las entradas destacadas de la semana hay que mencionar ‘Hambre’ de Kiko Veneno en el número 60 y el disco de Los Suaves del año 2000, ‘Víspera de todos los santos’, que aparece en el número 18 de la lista de álbumes gracias a que ha sido de hecho el vinilo nº1 más vendido de la semana, tras ser reeditado en este formato. El segundo vinilo más vendido de los últimos siete días ha sido ‘Once historias y un piano’, el disco de Pablo López de 2013, también reeditado y que entra en el número 8; y ‘Lágrimas negras 20 aniversario’ de Bebo Valdés y Diego El Cigala, número 9 en vinilos y número 82 en la lista general.

Volviendo al top 100 de álbumes oficial, Doja Cat coloca ‘Planet Her’ en el número 16 después de entrar en el número 1 de la lista británica y en el 2 de la estadounidense, bloqueada por un Tyler, the Creator que coloca ‘CALL ME IF YOU GET LOST’ dos puestos por debajo de ella, en el número 20. Gran crecimiento comercial de Amala Ratna Zandile Dlamini en nuestro país después de que ‘Hot Pink‘ jamás entrara en lista y ‘Say So’ no pasara del número 80 de la tabla de singles. En cuanto a Tyler, la de «CALL ME» es su primera entrada en la lista de álbumes española.

Bad Bunny insiste en su vena trapera en ‘De museo’

3

Mientras sigue triunfando en todo el mundo, pero especialmente en España y en los países hispanohablantes, con ‘Yonaguni‘, Bad Bunny ha estrenado un tema nuevo, el tercero del año y a pesar de que, en Apple Music, había explicado que no tenía planeado lanzar música en 2021.

‘De museo’ aparece en la nueva película de ‘Fast & Furious’, la novena, pero no así en su banda sonora oficial, en la que sí se incluyen temas de Don Toliver, Anitta o Jarina de Marco. El propio Benito hace un cameo en la cinta junto a Cardi B y Ozuna y como se esperaba, pues el portorriqueño aparece hace tiempo en el elenco de la película listado en IMDB.

‘De museo’ es otro tema de Bad Bunny hecho en su vena trapera, aunque para darse cuenta de ello hay que esperar un rato, porque el inicio del tema se compone básicamente de la voz de Benito y un fondo sintético ambiental que la acompaña.

En el melancólico tema, que habla sobre el paso del tiempo, Benito reflexiona sobre lo que ha sido su vida hasta el momento: «El tiempo pasa, pasa y no se detiene / Ya me estoy poniendo viejo y ayer era un nene / Los problema’ van y viеne / Pero еsto e’ lo que me entretiene / Y yo con mi Dios siempre estoy agradecido / Por to’ lo que he logrado y he vivido / Por to’ lo que he llorado, por to’ lo que he reído / Por lo’ hermano’ que están y to’ lo’ que se han ido».

Polo & Pan: «La pandemia nos ha hecho ver que ya no somos adolescentes ni jóvenes adultos»

3

Polo & Pan es uno de los grupos favoritos de los festivales en la actualidad gracias a sus producciones de electrónica bailables, veraniegas y sofisticadas, perfectas para hacernos anhelar los tiempos pre-pandemia… o para aguardarlos con más ganas. Después de obtener un Disco de Oro con su debut ‘Caravelle’, el dúo francés compuesto por Paul Armand- Delille (Polocorp) y Alexandre Grynszpan (Peter Pan) acaba de lanzar un ‘Cyclorama‘ que narra «una odisea musical a través de las fases de la existencia humana, del nacimiento a la vida adulta hasta la muerte… y la trascendencia». Sobre la vida, la muerte y por supuesto su nuevo disco hablamos con Alexandre vía Zoom, una de esas personas que llevan gafas de sol en las videollamadas.

¿Que significa la palabra ‘Cyclorama’? ¿De dónde viene?

La palabra viene del mundo del teatro. El ciclorama es el fondo en una obra de teatro o en las sesiones de fotografía, suele ser un espacio de 360º. También buscábamos una palabra que hablara del ciclo de la vida y que fuera poética y por eso la hemos escogido para titular nuestro álbum.

¿Cómo os habéis enfrentado a la idea de sacar vuestro segundo disco durante una pandemia?
El disco iba a salir el verano pasado y probablemente habría sido muy distinto al actual, menos trabajado y con menos canciones. La pandemia nos permitió mimar más la creación y nos vino muy bien después de mucho tiempo de gira. El álbum no va sobre la pandemia en absoluto pero sí ha afectado en su calidad y probablemente en la de otros discos que saldrán más adelante porque los artistas tienen más tiempo para invertir en el estudio.

¿Por qué habéis querido contar el ciclo de la vida?
Queríamos trabajar este concepto porque la pandemia nos ha permitido darnos cuenta de que estamos en la mitad de nuestras vidas, ya no somos adolescentes ni jóvenes adultos. Es el momento en que nosotros mismos consideramos la paternidad mientras nuestros padres se hacen mayores. ‘Caravelle’ era un viaje en diferentes destinos y el viaje que propone ‘Cyclorama’ es más bien temporal. El disco no cuenta literalmente el ciclo de la vida, está organizado en un sentido más musical, pero creemos que la historia que cuenta es universal.

Estamos en ese momento en que consideramos la la paternidad mientras nuestros padres se hacen mayores

Más que morir, lo que da miedo es no existir, ¿no? Es natural querer celebrar la vida con música que es eufórica como la de este disco.
Una canción como ‘Feel Good’ es una celebración de la vida. Cuando entiendes que la mayor parte del tiempo ni siquiera vas a existir, que tu vida solo abarca una ventana muy pequeña de tiempo, entiendes el regalo que es la vida. Por supuesto, la vida también es difícil, pero es hermoso cuando ves a una persona mayor que, después de haber pasado por tantas cosas, es feliz.

En el disco habéis trabajado con Vladimir Cosma.
Sí, él es un compositor de bandas sonoras y sintonías rumano que actualmente tiene 81 años. La melodía de ‘Bilboquet (Sirba)’ está sampleada de la película de 1976 ‘El gran rubio con un zapato negro’, cuya banda sonora compuso él en parte, y la hemos escuchado desde que tenemos uso de razón. La canción parece inocente, pero también habla sobre esa transmisión de energías que se da entre varias generaciones. Es admirable ver a un señor de su edad seguir trabajando tan duro como lo hace él.

Como dúo, ¿vuestros intereses musicales chocan o en absoluto?
Somos muy curiosos, nos encanta la exotica, nos gusta la misma música clásica, como Debussy o Ravel, nos encantan las bandas sonoras y el hip-hop de los 90. En cuanto a la electrónica los dos somos fans de LCD Soundsystem, Daft Punk y Giorgio Moroder. Más que en lo musical, diferimos en nuestras personalidades: Alex es más extrovertido y yo más introvertido, pero como nos gusta la misma música nos entendemos muy bien.

‘Ani Kuni’ es un homenaje a vuestra canción infantil favorita. Yo la escuché hace tiempo antes de un concierto de Ladytron y me encantó. ¿La canción original es conocida en Francia?
Es muy conocida, sobre todo la versión de una cantante canadiense llamada Madeleine Chartrand. Es una canción que se enseña en los jardines de infancia.


Para quien no os conozca, vosotros ya erais dos DJs conocidos antes de juntaros. En Polo & Pan cómo definirías qué aporta cada uno?
No hay roles definidos ni reglas, cada uno aporta lo que considera con las herramientas que tiene. Compartimos muchas referencias, lo cual nos ayuda a definir la dirección de las canciones. Antes yo ejercía más de productor, publiqué un álbum de pop, y Alex tenía un pasado más electrónico y llevaba más tiempo trabajando de DJ. Además, él maneja mejor el tema de los negocios, lo cual es muy importante en esta industria.

Es hermoso cuando ves a una persona mayor que, después de haber pasado por tantas cosas, es feliz


Magic‘ es uno de los temas destacados. Cuéntame sobre su composición…

Esta canción no iba a formar parte del disco. Viene de un DJ edit que hemos pinchado en nuestros conciertos. La canción samplea ‘Telescope’ de Pino Donaggio, canción que descubrí gracias al remix de Young Marco, y ‘Magic’ de Pilot, que descubrí al escuchar la banda sonora de ‘Happy Gilmore’. Tuve la idea de hacer un DJ edit y cuando la tocamos en el festival Chambord x Cercle la gente se volvió loca y el sello nos empezó a preguntar por ella. Así que decidimos producirla nosotros para darle un toque más Polo & Pan. La idea fue hacer una canción para Burning Man.

Hay varios temas en el disco que podrían sonar en ese festival, como ‘Oasis’. ¿’Gengis’ ha sido un punto de partida para vosotros a la hora de explorar sonidos más desérticos y esotéricos?
Precisamente esa canción no tiene samples, toda la música la hemos grabado nosotros, pero es cierto que ya apuntaba en la dirección que hemos explorado en este disco, con algunos sonidos chamánicos y flautas.

¿Cómo será el directo que estáis preparando?
Es un show visual, tenemos una cabina de DJ delante de nosotros con todos las mesas de mezcla y sintetizadores, y tanto detrás como delante de la cabina hay unas pantallas, por lo que parece que estamos insertados directamente en un paisaje.

Ana Torroja / Mil razones

De pequeño debí pedir a mis padres que me comprasen la cinta de casete de ‘Pasajes de un sueño‘ de Ana Torroja. No recuerdo por qué, ni siquiera conservo en mi memoria el momento de obtener la cinta, solo recuerdo que de vez en cuando la escuchaba en casa. Entre Britneys, Billie Pipers y Spice Girls, el segundo álbum en solitario de Torroja era el disco más diferente que tenía en mi colección (sí, yo coleccionaba casetes en lugar de coches de juguete o Barbies). Torroja no ha publicado muchos discos sola en su carrera, pero si ‘Sonrisa‘ pecó de blando y conservador, ‘Mil razones’ es todo lo contrario. Escuchado en el contexto del pop (español) actual, es casi como volver a esos viejos tiempos.

La ex integrante de Mecano sorprendía hace varios años cuando se revelaba que había estado trabajando en el estudio con Pional y Henry Saiz. ‘Llama’, el primer single de este disco, lanzado en febrero de 2019, cuando de hecho todavía no había disco alguno, estaba producido por El Guincho, Alizzz y Livinglargeinvenus y contenía una co-autoría de Rosalía. Todos estos nombres aparecen de manera prominente en ‘Mil razones’, el primer disco de Torroja en 11 años; y aunque su trabajo en este disco no es el mejor ni el más avanzado que han firmado, desde luego sí conforma un buen, si bien irregular regreso que además pocos han visto venir.

Llama‘, un sutil festival de ganchos entre los cuales se cuela un «¡ese!» como sacado del vocabulario de C. Tangana, todos ellos aplicados a un pegadizo ritmo de disco-pop contemporáneo y a un estribillo de «tuit tuit tuits» a los que responde el título del tema totalmente encantador, es la mejor canción que ha firmado Ana Torroja en muchos años, y también la mejor de este disco. Como tal abre la secuencia, en la que también es posible toparse con pequeñas sorpresas como ‘Cuando tú me bailas’, una composición entregada a la seducción en la que El Guincho, Alizzz y Luis Deltell tienen la extraña idea de fusionar percusiones tropicales con un beat electroclash (?), resultando airosos; o la balada electro-noir de ‘Antes’, llena de humo y miradas furtivas que nunca se resolverán en un encuentro real.

Cuando menos funciona ‘Mil razones’ es cuando queda demostrado que ha perdido la oportunidad de realmente llevar el pop español a otro lugar. ‘Ya fue’ está bien como corte hedonista que aboga por olvidar el pasado y bailar, pero suena demasiado al pop tropical de 2017 sin aportar nada realmente nuevo, y ‘Ya me cansé de mentir’ es uno de esos baladones pop que intentan armarse de poderío y pasión pero que se quedan a medio gas. No inspira estos sentimientos en absoluto. Por diferente destaca -para bien en este caso- el tema titular, un tapiz sonoro de palmas, vibráfonos, texturas orgánicas y samples de cuchillos que sonaría a vanguardia sino fuera porque es 100% hija de ‘Malamente’ aunque no esté producida por El Guincho, sino otra vez por Alizzz y Henry Saiz.

Si nos dejamos de centrar en la producción para hablar de las canciones hay que lamentar que, precisamente, Ana Torroja parece haberle puesto más esmero en lo primero que en lo segundo, porque el punto débil de estas piezas son las melodías. La autora de canciones atemporales como ‘Te he querido tanto’ o, lo voy a decir, ‘Sonrisa’ no deja melodías recordables ni cuando se acerca al french house (‘Volver’) ni cuando hace de hecho una balada como la mencionada ‘Ya me cansé de mentir’. ‘Hora y cuarto’, su sonada colaboración electropop con Alaska, no está mal, pero eso es lo mejor que se puede decir de ella. Al final, la sensación que deja ‘Mil razones’ es que, para todo lo que se ha dicho de su aproximación al underground, podría haber sido mucho mejor.

The Parrots se inspiran en LCD Soundsystem, Devo, el hip-hop, la «mutant disco»… en su nuevo álbum

7

The Parrots dan señales de vida, como Lana Del Rey, después de publicar un nuevo single llamado ‘Maldito’ en el que colaboraba C. Tangana, de lo cual hace ya varios meses, pues el tema vio la luz en la pasada primavera. El grupo de garage-rock madrileño no saca disco desde 2016, cuando sus compañeras Hinds llevan ya unos cuantos a sus espaldas, y el 29 de octubre publicarán el segundo de su carrera, que han titulado simplemente ‘DOS’, a través de Heavenly Recordings. El álbum, que efectivamente sucede al aclamado ‘Los niños sin miedo‘, ha sido producido por Tom Furse, integrante de los Horrors.

‘You Work All Day And Then You Die’ es el nuevo adelanto que se ha dado a conocer de este disco, un corte de psych-rock lisérgico en el que es posible percibir cierta sensibilidad brit-pop también en la letra, la cual, entre menciones a Shoreditch (un barrio hipster de Londres), el éxtasis o la coca, funciona a su vez como reflexión sobre el capitalismo, al sentenciar que «trabajas todo el día y después mueres, es difícil encontrar un poco de paz mental».

Pero ojo porque las influencias de ‘DOS’ no serán tan obvias. En nota de prensa, el grupo cuenta: “Aunque el garaje sigue siendo una de nuestras mayores influencias, últimamente hemos escuchado muchas cosas que habíamos relegado a un segundo plano. Redescubrimos muchos artistas que escuchábamos cuando nos enamoramos de la música por primera vez: LCD Soundsystem, Gang of Four, mucho mutant disco… Y, como siempre nos ha gustado el hip hop, seguimos un enfoque diferente a la hora de componer las canciones, utilizando samples y sampleándonos mucho. Beastie Boys, ESG, Devo, Los Zombies (los españoles) fueron influencias muy grandes en el carácter del disco. También la escena musical española ha cambiado mucho en los últimos años, y escuchar a muchos artistas españoles nuevos nos ha ayudado a romper algunos muros y nos ha hecho crear música de una manera más libre.“

‘Godhead’ es el enésimo hitazo de Garbage

10

Mientras el mundo espera con ansias la llegada del nuevo álbum de Halsey producido por Nine Inch Nails, desde hace ya unas semanas es posible escuchar un tema nuevo que puede dar una pista de por dónde irán los tiros… o no. ‘Godhead’ es uno de los temas destacados de ‘No Gods, No Masters’, el nuevo álbum de Garbage, y apuesta por un muro de sonido industrial similar al que suelen practicar Trent Reznor y Atticus Ross, sobre todo en los ataques del estribillo que enuncian el título de la canción.

‘Godhead’, hoy la Canción Del Día, denuncia el patriarcado desde el punto de vista de una mujer que ha despertado ante la injusticia que dicho sistema social supone. En Apple Music, Shirley Manson ha explicado la canción, indicando que hay cierto humor en ella, dentro de que el tema que trata es grave: «Si fuera hombre se me trataría muy diferente en el mundo. Sé esto debido al machismo y a la misoginia que he sufrido como músico profesional. Cuando tenía 30 años me enfurecía hasta el punto de que se me emborronaba la vista».

La cantante, que no es conocida por morderse la lengua, señala: «Ahora me hace hasta un poco de gracia que a un hombre se le dé tanta importancia en este mundo por tener una estúpida polla y dos bolas colgándole en las piernas y a una mujer no se le dé la misma importancia por tener vaginas. Cuando te das cuenta del modo en que el patriarcado influye en todo lo que ves, pues hasta Dios se te presenta como si fuera una figura masculina, empiezas a poder apreciar esa insidiosa locura que condiciona a los hombres a creerse más importantes, y que condiciona a las mujeres a pensar que lo son menos».

Efectivamente, Manson canaliza toda esta rabia en ‘Godhead’ a través de la ironía. En la canción desafía al oyente para preguntarle: «¿Me engañarías si tuviera una polla? ¿me la chuparías? ¿Me creerías? ¿Me dejarías en paz?» Y después canta, celestial: «el centro del universo eres tú, y la verdad sigue pesándome en la espalda, no importa lo que hayas hecho, tú eres el elegido». Más adelante, Manson se proclama a sí misma una «zorra» y una «terrorista».

En una entrevista con JENESAISPOP, Manson ha recordado la composición de ‘Godhead’ y ahondado en su temática: «Escribimos esta canción en Palm Springs, la toma vocal que se oye es la primera de esa sesión, nunca la he vuelto a grabar. Es una canción con mucho humor pero que en realidad habla de un tema muy frustrante para las mujeres y para cualquier persona que no sea un hombre cisgénero: los hombres se han colocado en la cima de todo y se han declarado dioses de todo. Estoy muy orgullosa de esta canción porque habla de un tema que es muy necesario poner sobre la mesa, pero lo hace desde el humor».

Por qué todo el mundo adoraba a Raffaella Carrà, una cómplice para todos

33

Debía de tener unos 5 años cuando escuché por primera vez una canción de Raffaella Carrà. La experiencia no la puedo detallar como me gustaría, pero sí la recuerdo nítidamente como desconcertante: por algo no se me ha olvidado. ‘Qué dolor’ era el tema que sonaba en la radio y alguien de mi familia la canturreaba alegremente. ¿Qué sería aquello de que había una mujer metida en el armario? Hoy puedo hablar de que la producción de 1982 es realmente completa entre su bajo de música disco, su ritmo casi ska, esa caída en los arreglos de cuerda tan propia de finales de los 70 y los primeros 80 y, sobre todo, el fascinante cambio de melodía vocal en la parte de la letra que relataba la infidelidad («Y el caradura le dice que le deje que explique…»).

‘Qué dolor’ triunfó porque estaba en sintonía con la España que pasaría décadas montando gags en torno a una infidelidad, los tiempos del destape, de José Luis Moreno y las posteriores Matrimoniadas a ‘La que se avecina’. Hoy cabe preguntarse si puso un pequeño grano de arena en nuestra educación feminista. ¿Cómo puede sonar tan rematadamente alegre esta canción cuando hablaba de, aparentemente, algo malo? ¿Estaba quitando hierro a un drama doméstico si tenemos en cuenta que la Carrà era conocida por haber contado que «nunca había tenido intención de casarse»? Atendamos a la letra pequeña final, que revela que es la mujer engañada quien termina ganando: «así mi amiga a su marido, desde ese día, le encarga de la casa, (él) lava la ropa, se va a la compra y a mediodía prepara la comida / Después la espera, pero mi amiga regresa tarde, cuando le viene en gana». Eso era ella: una mujer que viene y que va, «cuando le viene en gana». Al menos hasta que nos ha dejado a la prematura edad de 78 años.

En la misma entrevista en la que la artista habla sobre su soltería, concedida tan sólo el año pasado, cuando contaba que la pandemia le había impedido hacer la adaptación italiana de ‘Mi casa es la tuya’ presentada por ella misma (qué envidia más cochina, pensar que Italia tenía a Raffaella Carrà y nosotros… a Bertín Osborne); Raffaella hablaba sobre lo que significó para la liberación de la mujer. El Vaticano le había hecho en los 70 la vida imposible por haber mostrado un ombligo durante una actuación del ‘Tuca Tuca’. En ’53 53 456′ había un doble juego entre el teléfono y la masturbación femenina («Mi dedo está enrojecido de tanto marcar, se mueve solo sobre mi cuerpo y marca sin parar»). Hoy Sergio del Molina recuerda que ella «votaba comunista, como era preceptivo en alguien de su condición en esa época, pero no se le notaba porque no sabía sermonear». Decía ella misma, pues, en El País, hace unos meses: «No solo era mostrar mi cuerpo, era hacer entender que el cuerpo de una mujer siempre está unido a su cabeza. La sensualidad no está reñida con la inteligencia, la simpatía, la ironía (…) Se hace bien en descubrir estos velos tupidos. Es importante, y no siempre pasa, que valoren tu talento y que no digan de ti que has hecho algo por acostarte con o ser novia de”.

Ella, desde luego, tenía la inteligencia, la simpatía y la ironía. Su faceta musical ha de ser la más reivindicada por el gran número de éxitos que construyó, algunos de ellos junto a su pareja durante 10 años Gianni Boncompagni, capaces de sobrevivir décadas. Pero son indisociables en gran medida de sus hits televisivos, pues el formato musical tan consentido en aquellos años -inconcebible hoy- era casi lo mismo. Raffaella Carrà llegó a RTVE a mediados de los 70 con el voto de confianza de Valerio Lazarov, y tras una primera aparición en ‘Señoras y señores’, en 1976 se le dio su propio programa, ‘La hora de Raffaella’.

Tras una década de los 80 más centrada en Italia, una nueva generación de españoles pudo saborear su desparpajo en ‘Hola Raffaella’, ‘A las ocho con Raffaella’ y ‘En casa con Raffaella’ en la primera mitad de los 90. Todos los programas tenían su nombre, porque ella era el programa, y su presencia era completamente hipnótica. Sólo ella podía tenerte atrapado a una chorrada de concurso tan genérico como «¿por qué te digo azul?». Sólo ella podía hacerte bailar con un spot publicitario «con este canguro ganar es seguro». Sólo ella podía hacer funcionar tan bien un fragmento de un hit propio (‘Bailo, bailo’) como símbolo de victoria en un concurso que presentaba. Boris Izaguirre asegura haberle copiado la manera de sentarse en un plató televisivo: no hace falta añadir nada más sobre lo que significaba su sola presencia.

‘La hora de Raffaella’ en 1976 tuvo mucho que ver con que en 1977 llegara el que fue el mayor éxito de Raffaella Carrá en España: ‘Fiesta’ alcanzaba el número 1 durante dos semanas en julio de aquel año, después de que ‘Rumore’ hubiera alcanzado un éxito moderado en las listas de 1975. Había sido esta una producción loca, con un ritmo como medio morse, que uno no sabe si vincular con Giorgio Moroder (es anterior a ‘I Feel Love’), con los experimentos de Kraftwerk o con la psicodelia de finales de los años 60. Alaska siempre vio en ella el cénit de la modernidad y por tanto la llegó a versionar y a incorporar en su repertorio en distintas etapas.

Raffaella Carrá decía que en Hollywood no la quisieron porque no bebía ni se drogaba, pero muchos de los vídeos que realizó y sus presentaciones en plató eran una verdadera fumada que pedía ser admirada en bucle, haciéndote perder la noción del tiempo y del espacio. Un festival de leggings, color, señores en topless, bailarines de todos los estilos y edades, que ríete tú del cuerpo de baile de hombres con tacones de Lady Gaga. No es de extrañar que en Cachitos se hayan puesto morados recordándola: su aparición solía ser lo mejor de toda la noche, como sucedía la pasada Nochevieja, cuando pusieron una actuación suya en la que la veíamos pasar de mano en mano en volandas, completamente despatarrada, con una falsa cara de susto. Anda que no sabía bien lo que se hacía.


Corría el año 1978 cuando Raffaella Carrá lograba situar una adaptación al inglés de ‘En el amor todo es empezar’ -otro gran hit educativo- en el top 10 británico. Sería su única incursión, pero lograba llevar aquel ‘Do It Do It Again’ previo a Robyn y a Britney a Top of the Tops, lo que significaba que pudo dar una clase a los ingleses sobre su icónico golpe de melena rubia hacia atrás, también visto en ‘Hay que venir al Sur’. Ella gritaba: “¡Sin amantes!” o «Explota, explótame, expló». ¡Y zas! Aun hoy todo el mundo tiene que seguirla, de Chueca al último chiringuito playero para toda la familia.

No sé si en Raffaella Carrá algunos vimos a una gran amiga, a una evidente cómplice (en 2017 se le dio un premio honorífico en el World Pride), o incluso a una madre. Tanto se metía en nuestros hogares cada semana -o cada día, incluso- que durante muchos años fue parte de una familia que hace demasiado tiempo que ya no visitamos. Que gente tan dispar como Roser y Soziedad Alkóholica la versionaran evidencia que a nadie podía caerle mal Raffaella Carrà. Una artista transversal que nos deja un repertorio rico en destalles al margen de sus grandes hits: hace poco la película ‘Explota, explota’, construida con sus canciones, reivindicaba algún tema perdido como ‘Lucas’, los arreglos de ‘Eres un bandido’ eran prodigiosos, Berlanga y Canut escribieron para ella ‘No pensar en ti’, un hit de HI-NRG en los mismos tiempos en que escribieron ‘Atrévete’ para Sara Montiel… Como apunta nuestro compañero Claudio M. de Prado, la muerte de Raffaella Carrà deja una semana gris para la comunidad LGTB+ que recuerda ligeramente a la coincidencia de Stonewall con la muerte de Judy Garland. En estos tiempos tan tristes con protestas por toda España contra la homofobia, en Madrid desembocando en cargas policiales, es un consuelo tener todo el verano por delante para recuperar los vídeos y el catálogo de Raffaella Carrá.

Laura Mvula / Pink Noise

Entre las reinvenciones más llamativas de los últimos tiempos hay que hablar de Laura Mvula. Hace unos años, la cantante británica recibió grandes elogios de la crítica especializada por el sofisticado sonido de pop-soul orquestado de sus dos primeros discos, ‘Sing to the Moon‘ (2013), uno de los discos clave del siglo XXI; y ‘The Dreaming Room‘ (2016). Con ambos, Mvula suma ya dos nominaciones al Mercury Prize y ninguna victoria, exactamente igual que Adele. Sin embargo, la buena aceptación crítica de la música de Mvula no fue suficiente para la multinacional Sony Music, que en 2017 le comunicó su despido en un e-mail de 7 líneas.

Hay que ser necio para dejar ir un talento como el de Laura Mvula, a todas luces una de las voces más impresionantes del pop actual, y también una de las compositoras más originales e inteligentes, y su nuevo disco ‘Pink Noise’ demuestra que Atlantic ha hecho muy bien sumándola a sus filas. Y si ese fichaje pasaba por hacer un disco lo más comercial posible, pues Atlantic también es una multi al fin y al cabo, la decisión ha sido totalmente acertada.

Mvula ha vuelto inspirada en los años 80 hasta el punto que parece Grace Jones en el vídeo de la balada ‘Safe Passage’ y hasta el punto que ‘Got Me’, el single más bailongo de este tercer trabajo, saquea sin ningún escrúpulo ‘The Way You Make Me Feel’ de Michael Jackson.

Pero ‘Pink Noise’, producido por un Dann Hume que se ha aprendido de pe a pa todos los trucos del op de los 80, no es solo un festival de referencias más o menos obvias, también es un disco de pop sintético que, a su vez, solo podría haber hecho Laura Mvula. No es un pastiche como lo de Bruno Mars o Dua Lipa, sino que está más cerca de la cohesión de Jessie Ware, solo que, en lugar de a las ballrooms, mira a las radios de la época.

Nacida en 1986, Mvula es lo suficientemente mayor (solo tiene 35 años) como para haberse criado con las baterías resonantes tamaño estadio de Janet Jackson o Phil Collins, las guitarras funky de Chic o Prince (tanto Nile Rodgers como el príncipe púrpura eran fans de ella) o las prom ballads de Lionel Ritchie o Cyndi Lauper. Todos estos ingredientes conforman un ‘Pink Noise’ en el que la personalidad de Mvula ejerce de pegamento.

La bailable ‘Remedy’ es su particular homenaje a la era ‘Rhythm Nation 1984’ de Janet Jackson, hasta el punto de que su letra también es una denuncia contra el racismo. Las bombásticas producciones de Jimmy Jam and Terry Lewis, de hecho, parecen una referencia en el adictivo single ‘Church Girl’, en el que Mvula canta sobre liberarse de sí misma. Y la tierna balada ‘What Matters’ con Simon Neil de Biffy Clyro, al que le sienta de miedo el papel ochentero por extraño que parezca, te hace querer estar en el baile de fin de curso de Olivia Rodrigo.

Sin que ‘Pink Noise’ vaya a pasar a la historia como muchas de sus influencias, su homenaje a los 80 suena tan convincente como los que han solido practicar Carly Rae Jepsen o Jack Antonoff. A Mvula también le interesa el post-disco de Patrice Rushen, como sugiere el corte titular; y ‘Conditional’ presenta una producción enrevesada que es posible vincular a la última Róisín Murphy.

Pero, al contrario que muchos de sus contemporáneos, Mvula se crece especialmente en las baladas. La joya de la corona es ‘Magical’, un baladón que cuenta con un estribillo tan grande que podría derribar un edificio y que describe un «romance tecnicolor» bañado en un «sueño interestelar». Escuchar ‘Pink Noise’ es vivir la misma experiencia.

Adiós a Raffaella Carrà, una diva con los pies en la tierra

63

Raffaella Carrà ha fallecido a los 78 años de edad según ha comunicado su compañero desde hace varios años Sergio Japino a la prensa italiana. «Raffaella nos ha dejado. Se ha ido a un mundo mejor, donde su humanidad, su inconfundible risa y su extraordinario talento permanecerán para siempre», expresa el comunicado, en el que Japino informa que «desde hace un tiempo, la «enfermedad» atacaba el cuerpo de Raffaella, «tan diminuto pero tan lleno de energía desbordante».

En el texto, Jalpino destaca la «fuerza imparable» de Raffaella, la cual «la impuso en la cima del sistema estelar mundial», así como su «voluntad de hierro, que nunca la abandonó hasta el final, asegurándose de que nada de su profundo sufrimiento se filtrara: otro gesto más de amor hacia su público y hacia quienes compartían su afecto, para que su calvario personal no perturbara su brillante recuerdo».

La cantante, actriz y presentadora italiana, tan famosa en Italia como en España, pasará a la historia por haber interpretado éxitos pop tan icónicos como ‘En el amor todo es empezar’, ‘Rumore’, ‘Caliente, caliente’, ‘Explota explótame expló’ o ‘Hay que venir al sur’ y también por haber ejercido de presentadora de multitud de programas de televisión de entretenimiento durante los 70, 80 y 90.

Después de intentar triunfar como actriz durante la década de los 60, pues llegó a vivir en Los Ángeles y a aparecer junto a Frank Sinatra en una película, la artista nacida en Bolonia en el año 1943 decidió centrarse en el mundo de la televisión, gracias al cual alcanzó el éxito internacional sobre todo durante los años 70 y 80. En Italia presentó ‘Pronto…Raffaella?’, muy conocido por ser uno de los primeros programas de televisión que se emitieron en la franja horaria de mediodía, o ‘Carramba, che sorpresa’ y en España condujo espacios como ‘¡Señoras y señores!’ o, ya en 2008, ‘Salvemos Eurovisión’.

Autora asimismo de decenas de álbumes, el último de los cuales, ‘Replay’, editó en el año 2013, sonando inspirado en la moda EDM del momento, y aunque ninguno de ellos alcanzaría la popularidad de sus singles sueltos, Carrà deja un repertorio musical que no ha sido olvidado. Al margen de lo conocidas que siguen siendo canciones como ‘Hay que venir al sur’ incluso para las nuevas generaciones, hay que recordar que el remix discotequero de ‘A far l’amore comincia tu’ por Bob Sinclair ha calado como pocos en la imaginería popular, en lo que a remixes de hits pop viejos se refiere.

Y hablando de reivindicaciones, precisamente en octubre del año pasado se estrenó ‘Explota explota’, una película musical basada en las canciones de Raffaella Carrà, en la que la propia artista hacia un cameo. Una película que pudo ser mejor pero que sirvió para recordar que Raffaellà fue una de esas mujeres adelantadas a su tiempo que predicaron la modernidad, es decir, la liberación sexual femenina, en pleno franquismo con toda la gracia y espontaneidad que le caracterizaron.

Las mejores canciones de 2021, de momento

14

Tras nuestra lista de mejores discos de 2021 de enero hasta junio, es decir, la mitad del año, compartimos nuestra lista con las mejores canciones de 2021, en el mismo período. Viene acompañada de una playlist de Spotify que será la misma que en diciembre mostrará las 100 mejores canciones del año, pues entonces la actualizaremos, como viene siendo habitual. Nuestra playlist con lo mejor de 2020 llegó a rondar los 1.000 suscritos.

Como en el caso de los discos, hay que hablar de la excelente cosecha nacional, sumando aquí nombres de artistas noveles tan excitantes como Babi, Marc Seguí, Rigoberta Bandini y en un entorno más indie, Adiós Amores; si bien la cosecha internacional en el mundo del pop no ha sido tan decepcionante como en discos. Aquí sí toca destacar los exitazos de Olivia Rodrigo, Lil Nas X, Doja Cat, etcétera; junto a las obras maestras entregadas en un entorno menos mainstream, por Sharon Van Etten con Angel Olsen y Japanese Breakfast. Salvan los muebles, aunque sin entusiasmar tanto como en otras ocasiones, estrellas de primera línea como Billie Eilish, Lorde, Lana del Rey y Bruno Mars.

Zahara / MERICHANE
Olivia Rodrigo / drivers license
Rigoberta Bandini / Perra
Sharon van Etten, Angel Olsen / Like I Used To
C. Tangana / Ingobernable
Babi / Incondicional
Lil Nas X / MONTERO (Call Me Your Name)
Doja Cat, SZA / Kiss Me More
Marc Seguí, Pol Granch / Tiroteo
Bad Gyal, Rema / 44

Japanese Breakfast / Be Sweet
Alizzz / Ya no siento nada
Maria Arnal i Marcel Bagés / Fiera de mí
Jessie Ware / Please
CHVRCHES, Robert Smith / How Not to Drown
Lana del Rey / Chemtrails Over the Country Club
Wolf Alice / The Last Man on Earth
Kokoshca / Te sigo esperando
Mujeres, Cariño / Al final abrazos
Genesis Owusu / Don’t Need You

Kase.O, SFDK / Ringui Dingui
easy life / skeletons
Billie Eilish / Your Power
Sen Senra / Tumbado en el jardín viendo atardecer
Molly Burch, Wild Nothing / Emotion
La Casa Azul / Entra en mi vida
Marta Movidas / Mira lo que me has hecho hacer
girl in red / Serotonin
Porter Robinson / Look at the Sky
Aly & AJ / Sympton of Your Touch

Eddy de Pretto / Bateaux-Mouches
Espanto / Fotos con las autoridades
Danny L Harle, DJ Danny / On a Mountain
Lucy Dacus / Hot & Heavy
Cola Boyy, The Avalanches / Don’t Forget Your Neighborhood
Garbage / The Men Who Rule the World
serpentwithfeet / Fellowship
Cassandra Jenkins / Crosshairs
Sleaford Mods, Amy Taylor / Nudge It
Califato 3/4 / Te quiero y lo çabê

Mon Laferte / Aunque te mueras por volver
Silk Sonic / Leave the Door Open
Arlo Parks / Hope
Celeste / Tonight Tonight
Lorde / Solar Power
Ganges / 6º
SZA / Good Days
Parannoul / Beautiful World
Adiós Amores / Doce navajas
JUNGLE / Talk About It

Britney Spears y Courtney Love, dos vidas entrelazadas por el azar

16

El movimiento #FreeBritney ha alcanzado tal repercusión que hasta Elon Musk ha tuiteado dicho hashtag, aunque tiene pinta de que se lo ha pedido Grimes; por no hablar de que hasta políticos como Elizabeth Warren se han involucrado en el caso con la intención de ayudar a personas anónimas que estén pasando por situaciones similares. Ronan Farrow, la persona que ayudó a destapar a a Harvey Weinstein, hijo de Mia Farrow y Woody Allen, y Jia Tolentino han realizado un interesantísimo reportaje de investigación sobre el caso que deja en muy al lugar al padre de Britney y a todos aquellos quienes facilitaron la aprobación de la tutela allá por 2008.

Uno de los personajes que más se están pronunciando sobre la tutela de Britney es Courtney Love. En principio, Britney Spears y Courtney Love no tienen demasiado en común; es difícil incluso que compartan fans, los cuales, a principios de siglo, con los mundos del pop y el rock tan absurdamente diferenciados, serían enemigos; pero cualquiera que haya seguido el caso sabe que esto no es así en absoluto. Las vidas de ambas han estado más entrelazadas de lo que parece. Britney y Courtney han llegado a compartir mánager, un tipo bastante siniestro llamado Sam Lufti que se ha enfrentado a sendas órdenes de alejamiento por parte de las dos artistas, y que a día de hoy prácticamente vive en el anonimato; y han tenido en sus vidas a Lou M. Taylor, una gerente de negocios cristiana que es considerada el «cerebro» de la custodia bajo la que vive Britney actualmente.

Denostada por los fans de Britney por la influencia que ejercido sobre la cantante y su padre en los últimos 13 años de la vida de Britney, Lou M. Taylor supuestamente intentó someter a Courtney (y a Lindsay Lohan) a una tutela similar a la de Spears para hacerse con el control de la herencia dejada por Kurt Cobain, en concreto, el «96% de las canciones de Nirvana», para después «vender los derechos de publicación». Con estas palabras lo contó Courtney hace unos meses en un extenso comentario de Instagram (ese nuevo medio de comunicación) y más vagamente se lo ha corroborado ahora a The New Yorker, el periódico donde Farrow y Tolentino han volcado su investigación del caso. Un representante de Taylor ha negado la acusación.

En medio de este laberinto sin salida de documentos legales, abogados y acusaciones que todavía se han de probar, como la vinculación de Lou M. Taylor a un sospechoso campamento que habría financiado en parte a través de la Britney Spears Foundation, y que ya fue investigado por Slate, Courtney Love destaca como un personaje particularmente comprometido con el caso por raro que parezca. Ya el año 2009, un año después de que se aprobara la tutela de Britney, Courtney dejó una gravísima acusación en Facebook hacia el padre de Britney que nunca ha sido probada, pero que fue documentada por el tabloide US Weekly; y a día de hoy sigue defendiendo a la intérprete de ‘Toxic’ en sus redes sociales.

Courtney ha dicho que, de tanto estudiar el caso, se está convirtiendo en «fan de Britney»; ha asegurado que, en su momento, Britney fue «mejor que Michael Jackson en lo suyo» y se ha referido a su familia y equipo en términos de una «manada de lobos» que hará cualquier cosa por tapar lo que está sucediendo detrás de los focos. Courtney, que actualmente reside en Londres, se encuentra probablemente en el mejor momento de su vida, como ha dejado entrever en una entrevista reciente, y prefiere no irse de la lengua más de lo debido, pero sigue reflexionando con bastante atrevimiento sobre Britney en sus redes sociales. Su última idea ha sido versionar ‘Lucky’ en Instagram, ese éxito de Britney protagonizado por una estrella de cine que lo tiene todo pero aún así «se siente sola» y «llora por las noches». Durante su interpretación no puede evitar emocionarse. Si alguien pensó que Britney y Courtney no podrían tener nada en común, estaba equivocado…

‘Brando’ es un anti-homenaje a ‘Casablanca’, ‘Qué bello es vivir’, ‘Un tranvía llamado deseo’…

0

‘Home Video’ es uno de los mejores discos de 2021 para la redacción. El recién editado álbum de Lucy Dacus será estos días nuestro «Disco de la Semana». Ya hace unas semanas que ‘Hot & Heavy‘ pasó por nuestra sección «Canción del Día», pero son muchas las canciones que han destacado como sencillo o como track dentro de la secuencia: ‘Thumbs’ con su aire dream pop, ‘VBS’ con su videoclip propio, ‘Partner in Crime’ a un Autotune apegada… o ‘Brando’, que es hoy nuestra “Canción del Día”. Foto: Ebru Yildiz.

Ligerísima en sus 3 minutos eurovisivos de duración, ‘Brando’ es lo más próximo que Lucy Dacus podría hacer a una canción de música pop, con su ritmo uptempo y su estribillo repetitivo marcado. La canción recibe su nombre de Marlon Brando, y casi toda su letra está construida a través de referencias al cine clásico: Fred Astaire y Ginger Rogers («Fred & Ginger, black & white»), ‘Qué bello es vivir’ («It’s a Wonderful Life»), ‘Un tranvía llamado deseo’ («desde la ventana del segundo piso me gritas: «¡Stella!») o ‘Casablanca’ («here’s lookin’ at you, kid»).

Sin embargo, esto no es solo un homenaje al cine clásico. Como ha comentado Lucy Dacus en nota de prensa, ‘Brando’ es el relato de una amistad en el instituto, con un chico que basaba su «identidad y gustos en las películas que veía. Cuando nos conocimos, reconoció en mí una ausencia de cultura por haber crecido en un entorno rural, en el que no había tenido contacto con mucha música o cine».

Continúa: «Así que me enseñó todo lo que le encantaba y esa era la base de nuestra amistad. Con el tiempo me di cuenta de que todo lo que quería era que yo fuera la receptora de sus gustos, un espejo para él. Era como si yo fuera solo una compañera de escena. Y resultó que muchas de las cosas que me decía eran citas, no pensamientos suyos originales», como es el caso de la cita a ‘Casablanca’.

Un tema, pues, con aristas, divertido, si bien con cierto tono anti-paternalista, que ha sido interpretado en vivo en el programa de Jimmy Kimmel. Lo ha hecho comenzando en blanco y negro y con dos bailarines clásicos, sin duda en recuerdo de las citadas películas.

Lo mejor del mes:

‘El Rey’: así será el ‘The Crown’ español, en torno a los Borbones

21

La serie ‘The Crown’, sobre la historia de la monarquía británica durante la segunda mitad del siglo XX, ha sido uno de los grandes hitos televisivos de los últimos años, interesando hasta a los republicanos. Justo cuando nos preguntábamos cómo sería una serie así, pero inspirada en los Borbones, justo en el peor momento de popularidad de Juan Carlos I por sus problemas con la justicia, se ha sabido que sí, se prepara una serie sobre esto mismo (o quizá dos si Mediaset finalmente desarrolla el proyecto ‘El emérito’, sobre el que nada se ha vuelto a saber).

Lo seguro es que según informa el diario El País, hay una serie en marcha que recibirá el nombre de ‘El Rey’, se inspira en el libro ‘Yo, el Rey’ de Pilar Eyre, y está siendo desarrollada por Mediapro Studio y Javier Olivares, el creador de la exitosa ‘El ministerio del tiempo’.

‘El rey’ tendrá 3 temporadas, cada una entre 10 y 12 capítulos y ya se sabe de qué manera estará estructurada cada una. Los tres actos serán, como ha explicado Olivares:  «Una ascensión que fue muy dura, un auge en el que todos los españoles éramos juancarlistas y un shock final, al constatar lo que no quisimos ver”.

Todavía la serie está en sus primeras fases, por lo que no se sabe dónde, cuándo y cómo podremos verla, aunque sí se sabe que el libro publicado en 2020 no pasa por alto a personajes como Bárbara Rey, Corinna Larsen, las diferencias con Letizia Ortiz ni los primeros escándalos fiscales. La referencia, más que ‘The Crown’, será Berlanga, en concreto ‘Todos a la cárcel’.

«Toni Cantó, no te contratan porque ERES MÁS MALO QUE LA DROGA»

89

Toni Cantó vuelve a estar en el ojo del huracán. Tras su paso por UPyD y después Ciudadanos, partido que abandonó medio llorando frente a las cámaras, dolido por su último giro al centro político, el actor ha sido escogido por Isabel Díaz Ayuso para liderar la Oficina del Español en la Comunidad de Madrid. Una oficina dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte que pretende que la ciudad sea «la capital del español en Europa», lo que, por si no fuera lo suficientemente absurdo, porque no hay otro país hispanoparlante en Europa ni por tanto ciudad más grande en que se hable castellano en el continente, ha topado con el cabreo de Salamanca, que se considera más o menos lo mismo. Según los datos de la ciudad, 35.000 estudiantes cada año escogen Salamanca para aprender castellano.

La polémica de los que consideran esta designación a dedo, “un chiringuito ad hoc a costa del dinero de madrileños y madrileñas”, como así lo ha tildado una portavoz del PSOE, se ha unido al rescate de una vieja entrevista con El Español de 2019 en la que Toni Cantó aseguraba que “no podía trabajar en Cataluña por hacer teatro en español”.

La actriz y humorista Ana Morgade ha acudido a Twitter este fin de semana para comentar: “No, chato, yo he trabajado en teatro en Cataluña hablando en castellano tanto como he querido, haciendo obras, shows de Impro y standup. No te contratan porque ERES MÁS MALO QUE LA DROGA”. El tuit se convertía en viral de manera inmediata, recibiendo 33.000 “likes” y siendo retuiteado casi 10.000 veces a la hora de redacción de esta noticia.

Maika Makovski / MKMK

Antes de presentar La Hora Musa, un programa musical en La 2 que por su apuesta por la música en directo pertenece a la historia del pop de nuestro país por cuestiones de excepcionalidad, Maika Makovski ya tenía un nombre. Sus primeros discos sirvieron a la mallorquina para hacerse un hueco en su reivindicación del rock anguloso: John Parish, tan querido por su trabajo junto a PJ Harvey, produjo su disco homónimo en 2010; conoció a Howe Gelb durante un homenaje balear a Tom Waits y ahora Howe colabora en este nuevo álbum en parte grabado en Arizona, con la producción de la propia Maika e ingeniería de Craig Schumacher. Este ha trabajado con Calexico y Neko Case: es evidente que el sabor de ‘MKMK’ va a ser más americano que el Five Guys, si bien hay matices de los que hablar.

La baza de esta nueva obra de Maika Makovski, la primera en 5 añazos, es la reivindicación del sonido rock en un mundo carente del mismo por razones de modas y de pandemia. 2020 no fue un gran año para los ensayos en el local, pero ojalá más Makovski y menos Måneskin -o al menos lo mismo de una que de otros-. El single principal del álbum, ‘Reaching Out to You’, es una canción básica y directa, de ideas claras, en la que destaca cierta incursión de sintetizadores, recordando puntualmente a los tiempos en que electroclash y rock’n’roll parecían fusionarse en algún hit o remezcla de Yeah Yeah Yeahs. Algo que se confirma justo a continuación en ‘Purpose’, que también puede trasladarnos al excitante final de los años 70.

Las guitarras rugientes y las estructuras edificantes de canciones como ‘Love You Til I Die’ emparentan en euforia con Bruce Springsteen, además en esta canción hay que hablar del acierto de recuperar la garra de una toma vieja grabada con el móvil; mientras el aire a taberna destartalada a lo Waits pervive en ‘I Live in a Boat’. Tema este último que resume la esencia de un disco que habla sobre aislamiento, pero no del visto durante la pandemia, sino de la falta de contacto real con nuestros seres queridos por la invasión de las redes sociales. «Lo que quería era un disco muy orgánico, muy directo y vital, que me sacara de esa sensación de vivir delante de una pantalla y que me pusiera al lado de otros músicos», ha declarado.

Es un soplo de aire fresco el reencuentro con el rock, aunque tampoco pueda ser lo más imaginativo que nos pueda venir a la mente en el plano artístico en 2021. Al menos hasta que alguien dé con una obra tan redonda como ‘Is This It?’, este verano por cierto de 20º aniversario. Por eso, ‘MKMK’ se termina beneficiando de una decidida variedad que encontramos en canciones que parecen -solo lo parecen- más pequeñas.

‘The Posse’ critica el mundo de las apariencias en la industria musical -además, ella ha tenido un fuerte desengaño con un antiguo mánager- y nos hace suspirar por una Maika Makovski que desarrolle un concepto más teatral, a lo St Vincent (o Bowie en los primeros 70), teniendo en cuenta que ella también es actriz y de hecho ha seguido en ocasiones por esos derroteros. ‘Scared of Dirt’ tiene un punto coral con la participación a las voces de Vetusta Morla. ‘Where Are You’, un toque tan afrancesado que es fácil imaginarla en boca de alguien como Jane Birkin. Y donde el álbum derrite definitivamente es en sus pasajes más calmados y folkies: ‘Places Where We Used to Sit’ es preciosa, sobre todo en ese momento «yodelling» que también aparece en el bonus track ‘Tonight’.

Doja Cat como Diosa y The Weeknd como Acuario en ‘You Right’

3

“Eres una diosa”. “La diosa del rap”. “Gooooddess”. ¿Cuántas veces habrá leído Doja Cat estos comentarios de sus fans? En su nuevo videoclip, la cantante angelina hace realidad las palabras de sus seguidores. Las puertas del cielo (que parecen las rejas del Buckingham Palace) se abren y aparece Doja convertida en diosa del Olimpo subida en un pedestal cual Venus de Milo.

Con una estética grecolatina muy kitsch, como de parque temático chino, el realizador Quentin Deronzier mezcla mitología y astrología como José Luis Moreno la ventriloquia y la neurocirugía. Doja, que es Libra, aparece ataviada con un tocado con ese signo zodiacal. También sale encuadrada en una gran balanza, símbolo nuevamente de Libra, que a su vez proviene de la diosa Astrea, hija de Zeus y personificación de la justicia.

The Weeknd es Acuario, así que aparece como un aguador, vertiendo agua al mundo desde una vasija. ¿Y cómo se lleva una mujer Libra con un hombre Acuario? Pues según Vicente Cassanya, el astrólogo del ‘Hola’, bastante bien: “sintonizan en cuerpo y alma”. ¿Es por eso que The Weeknd no para de tentar a Doja para que engañe a su novio? ¿O es una manera de representar que la relación de la cantante con el modelo (Chris Petersen)… “hace aguas”? Planet Her‘ es nuestro Disco de la Semana y ‘You Right’ hoy, la «Canción del Día».

Lo mejor del mes:

5% de descuento en el libro de JENESAISPOP, solo este mes

2

Solo hasta el 31 de julio el libro editado por JENESAIPOP ‘Un viaje por 200 discos clave del siglo XXI‘ tendrá un 5% de descuento en nuestra tienda online. Pueden ser las últimas copias que se distribuyan, pues el libro podría agotarse en los próximos meses, como os contamos en Instagram. Estas han sido algunas de vuestras críticas sobre el mismo en comentarios y redes sociales.

“Menuda joya. Imprescindible para entender qué ha pasado en la música en las dos últimas décadas”, Dani Rivera.
“Este libro de JNSP debería estar en las estanterías de aquellos que sienten amor por la música”, quintoparrafo.
“Qué gozada el juego de recomendaciones a pie de cada reseña. ¡Habrá sido una locura enlazar todos!”, Radiojeta.
“Gustos particulares aparte, todo tiene su lógica. Es muy chulo, en serio”, nachob.
“Un pasatiempo de lo más entretenido. ¡Gracias, JNSP! Me habéis alegrado las vacaciones!», Siguesiguepop.
“Estoy entusiasmado con este libro”, plegamanos.
“Cómo estoy disfrutando este autorregalo en modo “elige tu propia aventura””, Alejandro.
“Me ha sorprendido mucho para bien la calidad de la edición”, cateto.
“Más libros así, joder”, barcelonafan.
“Es un grandísimo libro-objeto y sé que me esperan horas y horas de descubrimiento musical y de revisión de discos. Habéis hecho un gran trabajo y me alegra mucho apoyaros”, Ález.
“Muchas gracias por el trabajazo”, David Núñez.
“Aunque llego tarde, os quiero dar las gracias por este libro. Es precioso en forma, inabarcable y entretenido en contenido. Sigo disfrutando los viajes y descubriendo cosas”. franky77.

Os recordamos que hay packs con totes y camisetas disponibles en la tienda y que los gastos de envío son gratis a partir de 30 euros con el código promocional YOAPOYOALAPRENSAMUSICAL

Lana del Rey no saca disco el 4-J, pero da señales de vida

55

Hoy tenía que salir un nuevo disco de Lana del Rey, ‘Blue Banisters’, del que se han presentado aparentemente una serie de canciones, muy pocas semanas después de su lanzamiento anterior, un ‘Chemtrails Over the Country Club‘ que ya hemos incluido entre los mejores discos de 2021.

El 67% de nuestro público se mostraba muy pesimista al respecto en una encuesta realizada a través de Twitter. Obviamente nada de Lana del Rey ha aparecido en las plataformas de streaming este 4 de julio. La buena noticia es que la cantante sí ha tenido la sensibilidad de hacer una actualización para sus fans.

Lana comparte un nuevo teaser, indicando que el nuevo disco saldrá «más tarde» pero que un single sí saldrá «prontito» y que el disco necesita ser terminado. Eso es lo que entendemos de ese escueto TBD («to be done», «to be determined», «to be decided») que los más agoreros se complacerán en traducir como TO BE DELETED.

Alejandro Sanz aclara sus palabras sobre el asesinato homófobo de Samuel

97

Samuel, un enfermero de un geriátrico de 24 años, ha sido asesinado en Galicia tras recibir una paliza de un grupo de 10 personas. Según informa La Voz de Galicia, el joven se encontraba en el paseo marítimo de A Coruña cuando las personas que le agredieron confundieron una videollamada en la que participaba con un vídeo a las chicas de su grupo, lo que propició que le pegaran hasta que sufrió un infarto. Las ambulancias intentaron reanimarle durante 2 horas sin éxito.

Aunque según informa La Vanguardia, la hipótesis inicial es que no se trató de de una agresión homófoba, una amiga de Samuel ha afirmado en Twitter que el joven ha sido asesinado por su condición sexual, propiciando un movimiento en las redes sociales llamado #JusticiaParaSamuel en el que ha decidido involucrarse Alejandro Sanz. Un relato de El Mundo construido por dos amigas de Samuel, una de las cuales estaba con él, afirma que el joven fue golpeado al grito de «o dejas de grabar, o te mato, maricón».

Alejandro Sanz ha acudido a Twitter para sugerir que no se comente la orientación sexual de Samuel, escribiendo a la 1 de esta madrugada lo siguiente: «que la orientación sexual de Samuel nos preocupe más que el instinto criminal de su o sus asesinos, dice mucho de lo jodido que estamos #justiciaparasamuel».

Después ha querido aclarar: «Me refiero a que hay medios que ponen en duda que fuera asesinado por su orientación sexual y cuestionan si era gay o no. Como si eso fuera un perverso atenuante. Que quieran sacar la homofobia de la ecuación me parece el problema».

Su mensaje ha producido que el cantante sea TT de manera instantánea. Al margen de la investigación, y cuando los agresores aún tienen que ser detenidos, aunque algunos están identificados, su mensaje coincide de pleno con las celebraciones del Orgullo. Con una parte de la población muy sensibilizada con esta causa debido al aumento de la homofobia no solo en lugares como Hungría sino en la propia España, en medio de la polémica de los últimos meses por la llegada de la ley trans, o del polémico rechazo del Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el PP y Ciudadanos, a colgar la bandera del Orgullo Gay y a invertir medio millón de euros en el evento como hacía el equipo de Manuela Carmena, para alegría únicamente de la extrema derecha; son muchos quienes han considerado el mensaje de Alejandro Sanz innecesario y desafortunado. Los Chikos del Maíz han escrito en la red social: «Asesinado a golpes al grito de maricón. Tenía 24 años y toda una vida por delante. En esto desembocan los discursos de odio y la normalización y blanqueo de determinadas posiciones y partidos de extrema derecha».

La canción del verano: historia, favoritas, alternativas…

3

Mireia Pería vuelve a Revelación o Timo, el podcast de JENESAISPOP, para analizar el fenómeno de la canción del verano, que nacía en los años 60 influido por una idea italiana, inundando al público de histeria por producciones fresquitas y letras sobre bañadores y flotadores. De ‘Un rayo de sol’ y ‘Eva María’ a ‘Lambada’ y ‘Voyage Voyage’ a finales de los años 80.

¿Qué ha pasado con la canción del verano en la actualidad? ¿Ha muerto el fenómeno? Sebas y Claudio, junto a Mireia, hablan de las últimas canciones del verano, lo cual aparte de ‘Despacito’ y ‘Bailando’ (de Enrique Iglesias) puede incluir algunas composiciones indies asociadas al verano, de ‘Young Folks’ a Joe Crepúsculo. Un juego ideado por Claudio incluye la review de unas canciones sacadas de una bolsa al azar, de ‘Dragostea Din Tei’ a ‘Macarena’. Como es habitual, la versión ivoox incluye la reproducción de una canción sorpresa, que en este caso nadie adivinará.

Os recordamos que podéis apoyar JENESAISPOP en general y el podcast en particular comprando un item en nuestra tienda online, que sigue de rebajas con todo tipo de packs disponibles y, solo durante el mes de julio, un descuento del 5% en la compra del libro ‘Un viaje por 200 discos clave del siglo XXI‘.

‘El ferrocarril subterráneo’: el director de ‘Moonlight’ también quiere el Emmy

14

El escritor Colson Whitehead y el director Barry Jenkins (‘Moonlight’, ‘El blues de Beale Street’) coinciden en una cosa: los dos oyeron hablar en la infancia del “ferrocarril subterráneo”, la red clandestina de liberación de esclavos que funcionó en Norteamérica a mediados del siglo XIX, y los dos pensaban que no era una metáfora, que era un ferrocarril real. Whitehead jugó con esta idea en su aclamada novela ‘El ferrocarril subterráneo’ (premio Pulitzer y National Book Award, la sexta vez en la historia que un escritor los consigue con la misma novela). Y Jenkins la recogió adaptando el libro del escritor neoyorquino.

Cuando Jenkins -que venía de adaptar otra novela emblemática de la literatura afroamericana, ‘El blues de Beale Street’ de James Baldwin (publicada en España por Literatura Random House)- contactó con Whitehead para conseguir los derechos de su obra, este solo puso una condición: que no resumiera el libro en una película, sino que lo trasladara en forma de serie. El director, con su Oscar bajo el brazo, consiguió el apoyo de Plan B, la productora de Brad Pitt (que ya había producido las anteriores películas de Jenkins), y Amazon, que se encargó de financiarla (es una producción de lujo) y distribuirla.

Jenkins se ha rodeado de su habitual equipo. Sobresalen el compositor Nicholas Britell, conocido también por la premiada música de la serie ‘Succession’, y el director de fotografía James Laxton. El primero hace un trabajo fabuloso. Destacando el noveno episodio, donde reinterpreta el ‘Tema de Tara’ de ‘Lo que el viento se llevó’ en un secuencia –un homenaje de Jenkins a sus ancestros- de enorme fuerza emotiva y simbólica. La labor de Laxton también es extraordinaria. Crea una fotografía de enorme plasticidad y expresividad, que alcanza su cenit en el capítulo cinco, ‘Tennessee-Exodus’. Una maravilla visual de impresionante atmósfera postapocalíptica.

Completan el elenco Jihan Crowther, escritora de otras producciones de Amazon como ‘El hombre en el castillo’ o ‘Todos quieren a Daisy Jones’ (la adaptación de la novela de Taylor Jenkins Reid que va a rodar Niki Caro), y un impresionante Joel Edgerton, firme candidato a los premios interpretativos de la temporada. El protagonismo de este como implacable buscador de esclavos es uno de los aspectos más diferenciales de la serie con respecto al libro. Su presencia tiene mucho más peso dramático que en la novela, convirtiendo la serie en un intensísimo duelo entre el cazador (sin olvidar a su acompañante, un inquietante niño que es uno de los personajes más inolvidables del año) y su presa, una fugitiva interpretada por la prometedora actriz sudafricana Thuso Mbedu.

La persecución se desarrolla a lo largo de varios estados, lo que le permite al director ilustrar desde diversos ángulos el terrible drama de la esclavitud en Estados Unidos, así como reflexionar sobre la base moral supremacista –la doctrina del “destino manifiesto”- en la que está sustentado el nacimiento de esta nación. Aunque a veces su atmósfera onírica acabe impregnando el ritmo narrativo, bordeando lo narcótico (a Jenkins siempre le pierde un poco su gusto por el ensimismamiento), la serie tiene tal potencia dramática, expresiva y poética que cada capítulo podría estrenarse en cines como una película.

‘El ferrocarril subterráneo’ no es una serie para maratonear. Además de su inusual densidad narrativa, que exige atención y reposo, su estructura no tiene nada que ver con las ficciones televisivas al uso. Hay capítulos de una hora, de cuarenta minutos, de veinte… Saltos temporales, digresiones, acotaciones (como el hermoso prólogo del noveno episodio)… Parte de su espíritu iconoclasta son las canciones que suenan al final de cada capítulo: desde clásicos como ‘Wholy Holy’ (Marvin Gaye) o ‘I Wanna Be Where You Are’ (Michael Jackson), hasta temas contemporáneos como ‘Money Trees’ (Kendrick Lamar) o ‘This Is America’ (Childish Gambino). Una playlist que funciona como juego anacrónico y como amplificador del discurso heterodoxo de la serie.

Polo & Pan / Cyclorama

Nanâ‘ es una de las canciones de electrónica más reconocibles de los últimos años, un «must» en cualquier DJ set estival que se precie. Sus autores son Paul Armand-Delille y Alexandre Grynszpan, dos productores franceses que ya tenían sus propias carreras en solitario (el primero era Polocorp, el segundo Peter Pan) cuando se conocieron en 2012 y decidieron formar el dúo Polo & Pan. Su álbum debut, ‘Caravelle‘, lanzado en 2017, obtuvo el Disco de Oro en Francia gracias a su buena colección de producciones de electrónica veraniega y tropical y el segundo, ‘Cyclorama’, acaba de ver la luz incluyendo otra serie de estupendos temas con los que seguir contando a Polo & Pan en los festivales que se avecinan.

Concebido como «una odisea musical a través de las fases de la existencia humana, del nacimiento a la vida adulta hasta la muerte… y la trascendencia», ‘Cyclorama’ no es un disco tan conceptual como parece y su secuencia no emula las fases de la vida humana, como nos ha contado Alexandre Grynszpan en una entrevista con él que publicaremos próximamente. Pero sí presenta un amplio abanico de los sonidos que inspiran a Polo & Pan, que son muchos y muy distintos.

Sin ir más lejos, el primer single saquea con buen gusto ‘Ani Kuni’, una conocida canción infantil de origen amerindio de la que personalmente me quedé prendando cuando la escuché de fondo antes de un concierto de Ladytron; y que en Francia fue popularizada por la cantante Madeleine Chartrand. En el álbum encontramos desde electrónica desértica (‘Oasis’, el grupo ha buscado hacer música que poder pinchar en Burning Man) a house buenrollista y veraniego (‘Jiminy’) pasando por ecos de bossa nova (‘Les jolies chose’), medios tiempos vocoderizados a lo Air (‘Artemis’), cancioncillas folki a lo Carla Bruni (‘Peter Pan’) o tan influidas por la chanson como ‘Melody’.

Entre las mejores canciones de ‘Cyclorama’ hay que contar ‘Feel Good’, un cuco tema de piano jazzy que desprende exactamente eso mismo; la espectacular y misteriosa ‘Requiem’, que utiliza percusiones de tipo acero y parece la evolución electrónica del ‘Mon Maquis‘ de Alizée; y también las dos pistas que utilizan samples de manera muy prominente. Ya hemos contado que ‘Magic’ es un clásico instantáneo de Polo & Pan gracias a su conseguidísima fusión entre ‘Telescope’ de Pino Donaggio y ‘Magic’ de Pilot por la vía de Young Marco; pero también hay que destacar ‘Bilboquet (Sirba)’, que samplea con atino la melodía de ‘Sirba’ de Vladimir Cosma, la canción principal de la película de 1972 ‘El gran rubio con un zapato negro‘.

Aunque las canciones de ‘Cyclorama’ funcionan bien en su totalidad se echan en falta composiciones más creativas en la segunda mitad, que no se conformen simplemente con ser buena música de fondo sin más. Si algo han demostrado Polo & Pan es que son capaces de sacarse de la manga hitazos de lo más inesperados, como ha sido el caso de ‘Magic’, pero demasiadas canciones en este disco no terminan de destacar por encima de lo correcto, especialmente las menos bailables. No estaría mal escucharles explorar, por ejemplo, su paleta más easy-listening o más clásica, pues la pista introductoria, ‘Côme’, derrocha la sensibilidad de un Claude Debussy y debería durar el doble.

Tyler the Creator deja a Doja Cat sin top 1 en USA, pero Doja Cat le gana en UK

3

‘Call Me If You Get’, el nuevo álbum de Tyler, the Creator, que reseñaremos en los próximos días, será el nuevo número 1 del Billboard 200 tras despachar en su primera semana lo equivalente a unas 177.000 unidades según las estimaciones de Hits Daily Double. Además, sus ventas reales son bastante saludables (57.000).

El artista ha promocionado este álbum con un gran actuación en directo en los BET Awards del single ‘LUMBERJACK’ y un nuevo vídeo, espectacular como siempre para el tema ‘CORSO’. La todopoderosa playlist Today’s Top Hits está apoyando ‘WUSYANAME’, mientras la promocionada en playlists de novedades fue ‘JUGGERNAUT’ con Lil Uzi Vert y Pharrell Williams. También podemos hablar de otras canciones como ‘HOT WIND BLOWS’ como favoritas con su punto jazzy, todo lo que ha contribuido a la obtención de buenos datos internacionales: top 2 en Australia, top 4 en Noruega, top 10 en Suecia, top 20 en Alemania. El dato español se conocerá el martes.

Todo esto deja a Doja Cat en segundo plano, pues su nuevo disco ‘Planet Her’, nuestro Disco de la Semana, queda en el número 2 en Estados Unidos. La buena noticia es que es su mejor dato histórico por mucho, pues, vista ahora como una artista de singles, su primer álbum no pasó del puesto 138 ni el segundo del puesto 9.

Además, Doja Cat puede presumir de haber de haber ganado la batalla a Tyler the Creator en Reino Unido en el último momento. Aunque el número 1 era para Jack Savoretti de todas formas (y el número 2 aún para ‘SOUR’ de Olivia Rodrigo), Tyler the Creator vendía más en principio que Doja Cat, pero esta le ha terminado superando a medida que avanzaba la semana, resultando top 3 en UK, un puesto por encima de Tyler the Creator. Puede ser el primer indicador de que estemos ante un sleeper, pues las novedades no suelen subir tras las midweeks sino más bien todo lo contrario.

Doja Cat consolida su nombre a nivel internacional y ‘Planet Her’ es número 3 también Noruega, Australia y Nueva Zelanda, número 4 en Irlanda, número 7 en Holanda y número 11 en Suecia, además de top 32 y top 34 en Alemania e Italia, respectivamente. Os dejamos con una actuación de ‘Ain’t Shit’, uno de los mejores «no singles» del disco.