Como parece ser costumbre cada cierto tiempo, Kanye West ha vuelto a Instagram para compartir abiertamente sus pensamientos con sus seguidores. Esta vez Kanye, creador de la marca Yeezy, ha cargado contra la compañía de ropa Gap, con la que tiene un acuerdo de colaboración, acusándola de robar sus diseños, entre otros asuntos. Además, planea abrir tiendas independientes de Yeezy por todo el mundo.
Todo comenzó el pasado martes, cuando West subió una foto a su cuenta en la que aparecían unas gafas fluorescentes de Yeezy Gap, con un mensaje en el que se lee: «¿Gap tuvo una reunión sobre mí sin mí?». Ese mismo día, el artista de Chicago posteó una captura de una conversación de Instagram, ya borrada, en la que él compartía una foto de un modelo de Gap y afirmaba que «esto es Gap copiando a YGEBB (Yeezy Gap Engineered by Balenciaga)». En el pie de foto se podía leer: «Pero cancelaron el photoshoot con mis hijos en Japón sin yo saberlo».
Alrededor de dos horas después, West publicó otro vídeo en el que se le veía hablando con unas personas, posiblemente miembros de Gap, declarando sus intenciones de realizar una «misión de vida» centrada en la apertura de tiendas Yeezy por todo el mundo, empezando por una en Atlanta. El plan de Kanye se ha puesto en marcha hoy mismo, con la publicación de un post actualmente eliminado en forma de llamamiento a todos aquellos con más de 10 años de experiencia en la venta al por menor: «Compraré la tierra y/o el edificio, después abriremos una tienda en cada estado y después de forma internacional».
Este post acaba con una pulla hacia Adidas y Gap, en la que West expresa haber firmado con ambas compañías «porque estaba manifestado bajo contrato que construirían tiendas permanentes, lo cual ninguna de las compañías ha hecho, y eso que salvé a ambas a la vez». Algunas de las personalidades que se han ofrecido a ayudar a Kanye en su nueva misión son Pusha T y Justin LaBoy.
Ya se ha presentado la 14ª edición de Alhambra Monkey Week, que se celebrará del 24 al 26 de noviembre en dos distinguidos espacios de Sevilla: Cartuja Center Cite y Espacio Santa Clara. Encabezando la primera selección de artistas confirmados se encuentran los andaluces Rocío Márquez y Bronquio, autores de ‘Tercer cielo’, que acompañarán a nombres como Doctor Explosión, Perrate y Dora.
El festival sevillano siempre ha sido un lugar de encuentro para profesionales de la industria musical y este año no iba a ser menos. De esta forma, las jornadas profesionales DICE Monkey Pro se enriquecerán con la presencia de supervisores musicales, responsables de sellos discográficos, periodistas y organizadores, internacionales y nacionales, del más alto nivel. Entre estos se incluyen Gaëtan Kolly y Amelia Hartley, supervisores musicales de ‘Stranger Things’ y ‘Peaky Blinders’, respectivamente.
En cuanto a las novedades presentadas en la rueda de prensa que se ha celebrado hoy, se ha anunciado el Cartuja Center Cite como la sede central del festival para las próximas ediciones, un nuevo escenario que se sumará a los seis ya conocidos y un nuevo espacio llamado Monkey Club, destinado a fiestas de clubs. Mientras que en el Cartuja Center se celebrará toda la música en directo, el Espacio Santa Clara será el hogar de las jornadas profesionales anteriormente mencionadas.
Rocío Márquez y Bronquio inaugurarán la edición de este año, que incluirá a veteranos como Perrate, Doctor Explosión, Rycardo Moreno o Detergente Líquido. El resto de la lista, a la que se añadirán todavía más artistas, se compone de Alavedra, Anna Andreu, Arde, b1n0, Caballo Prieto Azabache, Carmen Xía, Casero, Chaqueta de Chándal, Cometa, Cristian de Moret, Dani Llamas, Dora, Durovino, Elba, Emilio José, Enamorados, Fran Laoren, from, Ganges, Ghost Transmission, Irenegarry, Jordana B., Juan Azul, Julián Mayorga, Kievra, Kora, Los Yolos, Lunavieja, Lusillón, Mainline Magic Orchestra, María de la Flor, Marialluïsa, Marta Knight, Morreo, Pájara Rey, Parquesvr, Phoac, Pipiolas, Samuraï, Teo Planell, The Lizards, trashi, Tristán! y Verde Prato.
También se incluirán propuestas internacionales, abanderadas por Agat (Israel), Avalanche Kaito (Bélgica), Perrosky (Chile), Romperayo (Colombia), The Boo Boo Bama Orchestra (Suecia), Tuelipe (Francia) y los portugueses Conferência Inferno y Sensible Soccers. Las entradas ya están disponibles para su venta aquí, con abonos completos desde 55€ y a la mitad si tienes menos de 25 años.
«Este ritmo me sienta bien» es toda la letra que contiene ‘Me sienta bien’, uno de los cortes del debut largo de Yung Prado. Otra de las canciones, ‘Sin final’, dice poco más que «Lo has entendido: en este bar se viene a bailar». Las composiciones de Yung Prado reciben nombres como ‘Quiero ver amanecer’, ‘Chill Out’, ‘Otra vez en la playa’; dicen cosas como «no he dormido, vivimos muy lejos, aún vamos ciegos» (‘Quiero volver a repetir’).
Valiéndose de los ritmos del techno-house de los 90 y sobre todo del electro de los años 2000 de Felix Da Housecat y Miss Kittin, Yung Prado ha construido un proyecto hedonista, de vocación bailable. Los beats pueden ser oscuros, pueden apuntar a The Blessed Madonna o a Bicep. Los sintetizadores, en cambio, cosquilleantes, a menudo, aportan un contrapunto luminoso más cercano al synth-pop.
Detrás de Yung Prado está Nil Roig, también conocido por su faceta punk como parte de la banda La Élite. Entre Lleida y Barcelona, Nil Roig está profundamente implicado en su colectivo Mainline, cuya máxima en las redes es «house for peace». No son contestatarias las letras de unos singles que repiten «yo quiero estar contigo otra vez los dos, pasándolo bien», como sucede en el pequeño hit ‘Los dos’. Pero sí hacen algo por la «paz» en el mundo desde su planteamiento zen. En ciertos momentos, reconfortan como un «chill out». En otros, arrancan una sonrisa. Casi siempre hipnotizan más de la cuenta.
A ello contribuye el timbre tipo «spoken word» de Yung Prado, no tan alejado de la tradición indie nacional. Aun sin tener nada que ver, te puede gustar si te gustan Joe Crepúsculo y Comando Suzie, sin que por ello le limiten las fronteras. Ya ha sonado en alguna Boiler Room, en algún Brunch in the Park y ha publicado en algún sello internacional como MMODEMM Frankfurt y Young Ethics (DJ Seinfeld).
Yung Prado ha conseguido de momento un par de pequeños éxitos en las plataformas de streaming con temas pasados. De un lado, el remix de ‘Ay k emocion’ con Chill Mafia Records (la de «písame la cara, eres una monada»); de otro, ‘que pasa?’, que encabezaba el EP de 2020 así llamado. Si bien el single ‘Nuevo planeta’ no se pega tanto, hay bastantes canciones en ‘Yung Pradito’ que sí podrían dar la sorpresa. ‘Segundo After’ va de «lao a lao» como la Canción del Verano, ‘Otra vez en la playa’ suena crepuscular y ‘Where?’, en toda su estupidez, tiene las posibilidades de los momentos más virales de Ed Banger Records.
‘All of Us Flames’ de Ezra Furman es nuestro «Disco de la Semana». Antes de proceder a su análisis en la reseña pertinente, recordamos algunas de las canciones clave que nos han llevado a la que es una de las obras más importantes de la artista.
Antes de emprender carrera en solitario, la autora había liderado el grupo Ezra Furman & The Harpoons, con quienes había publicado varios discos, entre ellos el pequeño hit ‘Take Off Your Sunglasses‘. De corte dylaniano, sería un aperitivo de lo que vendría después, pero el grupo se separó en 2011. Reiniciaba así una carrera interesante y variada, de la que seleccionamos 5 clásicos. Cada uno pertenece a uno de sus 5 primeros discos.
Dr Jekyll & Mr Hyde
En la portada de su primer disco en solitario, ‘The Year of No Returning’, veíamos una foto en primer plano de Ezra Furman sangrando por la nariz. No debe recordarlo con mucho cariño, pues solo muy ocasionalmente ‘Dr Jekyll & Mr Hyde’ o ‘The Queen of Hearts’ aparecen por su repertorio. La primera -como la joya perdida ‘Cruel, Cruel World’- evidencian esa influencia de Bob Dylan sobre la que Ezra Furman se explaya ahora en las entrevistas.
Con unos exquisitos arreglos de viento y sirviéndose de la dualidad de la famosa novela del siglo XIX, Furman habla de las cosas “que se guarda en su interior para sí”, de la diferencia entre lo que muestra y lo que es. Dos opuestos que no tienen tanto que ver, como la versión de estudio y la rugosa de directo de esta canción.
My Zero
También dominada por una sección de vientos, en este caso más persistentes era ‘My Zero’. El segundo disco en solitario de Ezra Furman, ‘Day of the Dog’, incluía la que ha terminado siendo la canción más habitual de su setlist. Gloriosa, de cierto toque glam y eufórica en melodía, fue escrita por Furman sin ningún objetivo. Cuando le preguntaban en Tumblr qué quería decir con eso de “pensé que siempre serías mi cero”, respondía que no significaba nada. Que se inspiró en el tipo de letras de Rolling Stones. Con el tiempo, en cambio, ha terminado significando muchas cosas para ella: “dejar el hogar, perder algo que pensabas que te venía dado e inmutable… Una gran América salvaje ha sido parte de eso”.
Restless Year
El tercer disco de Ezra Furman ‘Perpetual Motion People’ no solo destacaba por la influencia de David Bowie. Phil Spector, la Motown, las girl groups de los 60… se asomaban en un largo cuya portada mostraba ya a Ezra portando vestido. ‘Lousy Connection’ y ‘Haunted Head’ presentaban influencias evidentes del doo-wop, mientras ‘Body Was Made’ hablaba de su transición de manera muy abierta. ‘Restless Year’, con su mención a Dostoevsky, permanece como el gran éxito de aquel disco, dada su energía y potencial en vivo.
Love You So Bad
‘Transangelic Exodus’ ocupó un lugar destacado en nuestra lista de Mejores Discos de 2018. El álbum estaba dedicado a los inmigrantes, a los refugiados, a los encerrados a la fuerza en los armarios; a todos esos seres vulnerables, heridos y perseguidos por la sociedad y que buscan un mundo mejor. Por allí estaba ya incluida la obra maestra de Ezra Furman que se viralizaría gracias a ‘Sex Education’, la sempiterna ‘Love You So Bad’, genial en su uso de cuerdas y en su tarareo final, intenso como el recuerdo del amor pasado que se nos narra en el texto. “Todavía me mandas algún email ocasional, he conseguido un trabajo de mierda en una tienda, te echo tanto de menos…”
I Wanna Be Your Girlfriend
El último disco hasta ahora de Ezra Furman era ‘Twelve Nudes’, un álbum brevísimo de 27 minutos, compuesto en general por canciones de más o menos vocación punk en torno a los 2 minutos. Era el caso de la final ‘What Can You Do But Rock’n’Roll’, mientras ‘In America’ era de las que tenían una deuda con Bruce Springsteen. Aunque no conseguía ser el mayor hito de su carrera, sumaba nuevos singles como ‘I Wanna Be Your Girlfriend’. Una canción que en principio consideraba un poco tonta para ser grabada, pero que estaba en sintonía por su gusto por las canciones de los años 60. El tema avanza con 2 años de antelación que Furman se reconocerá como mujer trans en la frase «Estaba considerando deshacerme de Ezra y optar por Esme / Cariño, ¿te parecería muy raro?».
Hope Tala se ha convertido en una de las revelaciones más sólidas de los últimos dos años. Composiciones como ‘Tiptoeing‘ la sitúan en línea con la mejor Lily Allen -no en vano Greg Kurstin produce este tema-, y además, para qué negarlo, le ha sonreído la suerte. La preciosa ‘All My Girls Like to Fight‘ fue banda sonora del relanzamiento de ‘Gossip Girl’ y ha aparecido entre las canciones favoritas de Barack Obama, la suma de lo cual ha implicado millones de streamings.
Este otoño lanzará un nuevo proyecto en Universal, y uno de los adelantos es también la estupenda ‘Leave It On The Dancefloor’, que va a ser nuestra «Canción del Día» para este jueves. A la londinense -licenciada en literatura inglesa por la Universidad de Bristol- es difícil no casarla con el R&B y el neo-soul, pero la gracia es que también ha jugado con otros ritmos como la bossa nova en la notable ‘Cherries’ junto a Aminé. ‘Leave It On the Dancefloor’, sin ser su composición más representativa, recoge lo sembrado y es prueba de su versatilidad. Aquí no queda tanto de aquella chica que aprendió a tocar la guitarra y a grabar con Logic alrededor de 2016.
Escrita de nuevo junto a Greg Kurstin y MoZella, autora conocida por haber escrito algunos de los mayores hits de Miley Cyrus y haber echado un cable a Madonna en la era ‘Rebel Heart’, ‘Leave It on the Dancefloor’ es un sensual medio tiempo de funky. Es como si Des’ree o Lisa Stansfield se hubieran dejado producir por los Blood Orange o Róisín Murphy del siglo XXI. La melodía del pre-estribillo es casi de boyband o girlband; la producción, mucho más sabia.
La letra invita a olvidarnos del desamor sumergiéndonos en la pista de baile. Una idea sencilla que incluye un pasito para la izquierda y la contención de un chico tímido, pero que no renuncia a una pequeña explosión de sabores en sus instantes finales.
Indica Hope Tala sobre la composición: «Escribí esta canción imaginando lo que querría que alguien me dijera cuando estuviera pasándolo mal. La letra del estribillo lo resume todo: «Vamos, déjalo en la pista, deja atrás todas tus preocupaciones y deja que la noche se lleve todo el dolor». Salir era algo que echaba mucho de menos durante el confinamiento del COVID, sobre todo cuando me sentía deprimida. Era algo que no valoraba hasta que dejó de ser posible o seguro. Gran parte de la música que he escrito desde que empezó la pandemia ha explorado la maravilla y la alegría que se vive en comunidad, entre el calor de los cuerpos disfrutando de la pista, lo preciosa que es esa experiencia».
Rammstein, que este año han publicado el disco ‘Zeit’, anuncian las fechas de su nueva gira de estadios. El disco ha tenido una enorme aceptación entre sus seguidores, y 4 meses después de su edición, permanece en el top 5 de lo más vendido de su país, Alemania.
En España tendremos una única oportunidad para ver a Rammstein en directo en 2023, y será el viernes 23 de junio en el Estadio Cívitas Metropolitano de Madrid. Las entradas para este concierto se podrán adquirir a partir de las 10:00h del jueves 8 de septiembre, a través de doctormusic.com y entradas.com. El precio de las entradas será de 92 y 150 Euros para las entradas de Pista y 54, 66, 89, 99 y 129 Euros para las entradas de asiento reservado en Grada (gastos de distribución no incluidos).
Como informa Doctor Music, a petición expresa del artista, «las entradas para este concierto serán nominativas y llevarán impreso el nombre y apellidos que se faciliten en el momento de realizar la compra. Para poder acceder al estadio tendrá que entrar la persona que aparece como titular de las entradas, con su DNI, junto con el resto de usuarios de las entradas compradas por él (máximo 6 entradas). Las entradas nominativas no permitirán el acceso al estadio si sus portadores no cumplen este requisito. Se podrá adquirir un máximo de 6 entradas por compra. Los menores de 16 años deberán ir acompañados de un adulto responsable y el acceso a menores de 6 años no estará permitido en este concierto. Está prohibida la reventa de las entradas (ver condiciones en doctormusic.com/condiciones). En consecuencia, las entradas adquiridas en Viagogo, StubHub u otras webs de reventa quedan anuladas sin reembolso y no dan derecho a asistir al concierto ni ningún otro derecho». Más información, en la web del grupo.
Los miembros del club de fans de Rammstein, LIFAD, tendrán la oportunidad de comprar sus entradas desde el martes 6 de septiembre a las 10:00h hasta el miércoles 7 de septiembre a las 10:00h. Los miembros de LIFAD podrán adquirir un máximo de 2 entradas por concierto a través de la preventa LIFAD. Dado que las entradas disponibles para cada ciudad en la preventa son limitadas, el acceso a la preventa no garantiza la compra. Os dejamos con la totalidad de las fechas:
22.05.2023 Lituania, Vilnius, Vingio Parkas
27.05.2023 Finlandia, Helsinki, Olympiastadion
28.05.2023 Finlandia, Helsinki, Olympiastadion
02.06.2023 Dinamarca, Odense, Dyrskueplads
07.06.2023 Alemania, Múnich, Olympiastadion
08.06.2023 Alemania, Múnich, Olympiastadion
14.06 .2023 Eslovaquia, Trenčín, Trenčín Airport
17.06.2023 Suiza, Berna, Stadion Wankdorf
18.06.2023 Suiza, Berna, Stadion Wankdorf
23.06.2023 España, Madrid, Estadio Cívitas Metropolitano
26.06.2023 Portugal, Lisboa, Estádio Da Luz
01.07.2023 Italia, Padua, Stadio Euganeo
06.07.2023 Países Bajos, Groningen, Stadspark
11.07.2023 Hungría, Budapest, Puskás Aréna
15.07.2023 Alemania, Berlín, Olympiastadion
16.07.2023 Alemania, Berlín, Olympiastadion
22.07.2023 Francia, París, Stade de France
26.07.2023 Austria, Viena, Ernst-Happel-Stadion
30.07.2023 Polonia, Chorzów, Stadion Śląski
04.08.2023 Bélgica, Bruselas, King Baudouin Stadium
Omar Montes ha ofrecido un concierto en San Sebastián de los Reyes que ha terminado en la prensa generalista, como La Razón o 20 Minutos. Según se puede ver en varios vídeos compartidos en las redes sociales, alguien lanza un mechero al cantante durante su actuación, por lo cual este decide interrumpir el show para localizar a la persona que le ha lanzado dicho objeto.
El personal de seguridad encuentra al joven que lanzó el mechero y lo arrastra al escenario a petición de Omar Montes. El joven sube al escenario con los pantalones bajados, entre gritos de «hijo de puta» por parte del público, pero al menos el tono de Omar Montes es conciliador. “Yo sé que el chaval me ha tirado el mechero a la cara sin ánimo de hacerme daño. Lo ha hecho sin querer y por eso le vamos a perdonar. Es bonito perdonar. No pasa nada. Guárdate el mechero y pórtate bien. Pobrecico. Todos cometemos errores”. Ambos se dan un abrazo.
Sin embargo, Omar Montes ha sido muy criticado por exponer de esta manera a un asistente a sus conciertos, sin estar seguro de si el joven es mayor de edad. Omar ha acudido a las redes sociales para explicarse a lo largo de tres tuits: «Vamos a ver… si mi madre limpia escaleras y un chico la tira un mechero a la cabeza ¿eso está bien? O si mi padre es carnicero, está atendiendo y le tiran un mechero en la cabeza ¿está bien?? Yo vengo a trabajar, hay niños pequeños en el escenario, mis sobrinas de 8 y 12 años…»
Continúa: «Antes de artista soy persona y subo al escenario a gente k se lo pasen bien, por qué tng k permitir agresiones hacia mi o hacia ls míos solo x ser personaje público. si tú estás trabajando y te tiran un mechero a la cabeza ¿te sentaría bien? Mi oficio no es menos respetable k otros». Y concluye: «Es cierto k la forma k lo subieron no fue la mejor y lo siento, pero ante una situacion así hay k actuar rápido, no sabemos si ese chico tiene más objetos para seguir lanzando. ayer no vinieron mis abuelos pero normalmente están conmigo en el show. si les da con 80 años ¿¿que pasa??
Omar Montes, que ha sido número 1 en España con ‘Alocao’ junto a Bad Gyal, tiene 4 canciones actualmente en el top 100 de nuestro país: ’Si tú te vas’ junto a Khaled, Kaydy Cain y Yung Beef en el puesto 7; ‘La llama del amor’ junto a Jairo Deremache en el puesto 17 (platino); ‘Risueña’ junto a Daviles De Novelda en el 88 (platino) y ‘Tú y yo’ con Beret en el 99.
Concierto de Omar Montes. Esto es legal? Vale que tirarle el mechero está fatal, pero ir a buscarlo y subirlo a rastras al escenario? Tiene pinta de ser menor de edad…
Cada vez compro menos a este tío. Sólo con ver el tipo de seguridad que lleva… Menudos matones pic.twitter.com/ZojTra06w1
Segunda parte. Se lo llevan entre varios seguridades después de que Omar lo exponga en el escenario. Alguien conoce al chaval para que cuente lo que pasó después? Espero que esté bien pic.twitter.com/6wKtMTb5sS
Gorillaz anuncian hoy un nuevo disco, aunque la sorpresa es que ya no saldrá este 2022. Como si no quedaran meses (o como si el atasco en las fábricas de vinilos continuara siendo insoportable), lo nuevo de la banda más exitosa de Damon Albarn no llegará hasta el 24 de febrero de 2023.
El álbum recibirá el título de ‘Cracker Island’, como el tema que ya conocemos junto a Thundercat, y este será de hecho el corte 1 de dicho disco. Hoy se revela además una nueva canción titulada ‘New Gold’ que supone una colaboración junto a Tame Impala y Bootie Brown, quien ya apareciera en el hit ‘Dirty Harry’ del segundo disco de Gorillaz. Podéis escucharla bajo estas líneas, aunando hip hop y los típicos teclados psicodélicos de los australianos. Pero no será la única colaboración de lujo del álbum.
Nada menos que Stevie Nicks de Fleetwood Mac entonará ‘Oil’, la pista 2 del álbum; nada menos que Bad Bunny será el invitado de la pista 8, titulada ‘Tormenta’, mientras otras colaboraciones en el disco serán las de Beck en la pista final y Adeleye Omotayo.
01 Cracker Island [ft. Thundercat]
02 Oil [ft. Stevie Nicks]
03 The Tired Influencer
04 Tarantula
05 Silent Running [ft. Adeleye Omotayo]
06 New Gold [ft. Tame Impala and Bootie Brown]
07 Baby Queen
08 Tormenta [ft. Bad Bunny]
09 Skinny Ape
10 Possession Island [ft. Beck]
El festival Ebrovisión ha decidido celebrar su XX aniversario de la forma más especial posible para este tipo de eventos: un cartel completamente sorpresa. Los fans han respondido a esta propuesta de la mejor manera, ya que las entradas llevan más de un mes totalmente agotadas. Más de 20.000 personas asistirán a Ebrovisión, que comenzará mañana y terminará el próximo sábado 3 de septiembre, con un concierto de despedida el domingo a mediodía.
Ebrovisión ofrecerá actuaciones de 15 DJs y 29 grupos diferentes, repartidas en 7 escenarios diferentes por toda Miranda de Ebro, en una edición en la que no se conocerán los artistas participantes hasta que suban a sus respectivos escenarios. Esto ya parecía imposible cuando se les ocurrió en 2019 y ahora, con los tiempos que corren, lo han hecho realidad: lograr el sold out sin conocerse los artistas que actuarán.
Los organizadores de Ebrovisión, la Asociación Amigos de Rafael Izquierdo, han anunciado también que este será el último año de Ebrovisión en el recinto que lo ha acogido desde el año 2007. Asimismo, también han presentado algunas novedades organizativas, como el non stop en la Fábrica de Tornillos el viernes o la gran sorpresa que han preparado para el sábado a medianoche, que según la nota de prensa es «algo nunca antes visto en ningún festival».
M.I.A. anunció su nuevo álbum ‘MATA’, aun sin fecha concreta de salida, el pasado mayo junto con el lanzamiento del single ‘The One’. Desde entonces, la artista británica ha compartido el segundo single del álbum, titulado ‘Popular’, y no hemos tenido más noticias sobre el disco hasta ahora, cuando M.I.A. ha dado unas pistas bastante claras sobre dos grandes nombres que, al parecer, estarán en ‘MATA’.
En una historia de Instagram la cantante de ‘Paper Planes’ ha revelado que el disco tendrá colaboraciones por parte de Doja Cat y Nicki Minaj. Además, ha apuntado fuertemente hacia un lanzamiento del álbum en septiembre: «PRÓXIMAMENTE, LO PROMETO, HE TENIDO QUE ESPERAR DOS AÑOS PARA UN VERSO DE DOJA CAT… LUEGO PARA UNO DE NICKI… LUEGO PARA… NO IMPORTA, SI ‘MATA’ NO SALE EN SEPTIEMBRE LO FILTRARÉ YO MISMA».
‘The One’ significaba el primer tema de la británica tras el lanzamiento en NFT de ‘Babylon’ en 2021. En 2020, M.I.A. aparecía junto a Travis Scott y Future en la canción ‘FRANCHISE’. El último álbum de M.I.A. fue publicado en 2016 bajo el nombre de ‘AIM’.
Como decíamos hace casi 3 años -cuando ya se anunciaba como inminente el lanzamiento de un ‘Marchita’ que no ha llegado hasta inicios de este 2022-, lo más fácil a la hora de poner en la palestra la voz y las canciones de Silvana Estrada es recordar a grandes damas de la canción latinoamericana como Chavela Vargas y Violeta Parra. O, ahora que se ha instalado en el revivalismo, a su compatriota Natalia Lafourcade.
Ella “se deja”, claro, porque es evidente que bebe y ha bebido de ellas en espíritu, y porque no dejará de heñirse honrada por ello. Pero en realidad la música de la joven artista de Veracruz ofrece unos matices que la diferencian de aquellas y la hacen sintonizar con nombres menos obvios.
Y no lo digo porque ‘Marchita’ contenga rasgos de sofisticación como los que aportaban Daniel, Me Estás Matando (que no sólo colaboraban sino que producían) a su primer EP ‘Mis primeras canciones’. De hecho, las primigenias versiones de ‘Te guardo’ o ‘Sabré olvidar’ suenan ahora menores al lado de las actuales. O porque se deje imbuir por recursos jazz-rockeros como en su primer largo oficial -‘Lo sagrado’, firmado a medias con el jazmín Charlie Hunter-. Sino, más bien, porque recupera algunos de esos elementos y los usa para dar profundidad y personalidad propia a un folclore más norteño que sudamericano, en el que su poderosa y reconocible voz -con sus golpes de respiración y esos melismas propios de los nativos americanos- se alinea más con el universo de artistas menos evidentes como la llorada Lhasa De Sela o Dayna Kurtz (aunque solo sea por su voz prodigiosa y su uso de valses y otros recursos del Great American Songbook).
Para ello es fundamental una producción -a cargo de Gustavo Guerrero, ganador de un Grammy por el segundo volumen de ‘Musas’ de la Lafourcade– que presume de cierta austeridad, acertando de pleno al situar -o lograr el efecto de- la voz de Silvana tañendo en una habitación vacía y oscura, evocación sonora del blanco y negro de su cubierta.
Ese efecto, lejos de dar una idea de amateurismo, aporta naturalidad y verdad a sus atemporales letras tan repletas de dolor como de esperanza por días mejores (‘Carta’). Igualmente fundamentales son los arreglos de cuerdas, vientos y percusiones, casi siempre tenues pero potenciadores del drama inherente a ‘Marchita’, gracias a su carácter más cinematográfico que pop o folclórico. De hecho, en cortes como ‘Casa’ el empleo de aquellos es mucho más audaz de lo que podría ser, por ejemplo, la típica base electrónica.
Por si a estas alturas sigue habiendo alguien despistado… No, ‘Marchita’ no es exactamente un diminutivo que denote que estamos ante un disco festivo, sino lo contrario. Es un álbum que se regodea siempre en un regusto amargo, ya sea el del día después de la pérdida (‘Sabré olvidar’, ‘Marchita’, ‘Tristeza’), en el de saberse irremediablemente enganchado a alguien (’Más o menos antes’, ‘Ser de ti’) o, sencillamente, en el propio drama que conlleva amar (‘La corriente’, ‘Un día cualquiera’). Pero en estas canciones y su lirismo domina por encima de todo la belleza, una que cala como si te atravesara un fantasma que también parece venir de una época inubicable, antigua pero vigente, que parece impropia de una artista de apenas 24 años y con un futuro que se antoja enorme.
Silvana Estrada actúa en septiembre en Sitges (día 1), Zaragoza (2), Santander (3), Pontevedra (10), Burgos (16), Sigüenza (17) y Málaga (18).
Björk ha revelado la fecha y la elaborada portada de su primer álbum en cinco años, ‘Fossora’. El nuevo disco de Björk saldrá el próximo 30 de septiembre y la artista islandesa ha dado algunos detalles extra sobre él en un comunicado en redes: «Cada álbum comienza con un sentimiento que intento transformar en sonido, esta vez el sentimiento era aterrizar en la tierra y enterrar mis pies en el suelo».
La autora de ‘Utopia’, su anterior LP, también ha nombrado a la pandemia mundial como una de las inspiraciones del disco y ha hablado sobre el significado del nombre del álbum, del cual contó que «es una palabra que inventé, es el femenino de fossore (cavador)». De esta manera, ‘Fossora’ significa «aquella que cava». Sónicamente, Björk ha recalcado la importancia que tienen el bajo y el clarinete en el álbum, como ya adelantó en su entrevista a The Guardian.
Se desconoce todavía la fecha de salida del lead single de ‘Fossora’, titulado ‘Atopos’, pero Björk ha confirmado que saldrá «próximamente». La islandesa también está preparando la salida de su nuevo podcast ‘Björk: Sonic Symbolism’. Los tres primeros episodios cubrirán sus tres primeros discos y estarán disponibles a partir de mañana, 1 de septiembre.
Tracklist:
1. Atopos
2. Ovule
3. Mycelia
4. Sorrowful Soil
5. Ancestress
6. Fagurt Er í Fjörðum
7. Victimhood
8. Allow
9. Fungal City
10. Trölla-Gabba
11. Freefall
12. Fossora
13. Her Mother’s House
Lu Demie es una joven zaragozana que se identifica con la etiqueta bedroom pop. Su biografía habla abiertamente de la influencia de la generación Z, mencionando nombres como SZA, Rosalía y Natalia Lacunza.
Sobre todo a esta última recuerda el R&B escuchado en temas de su primer EP ‘Nada fue un sueño’. Es el caso de ‘Lujuria’ -su primer sencillo- y de ‘otra noche?’. Esta era su canción más escuchada hasta la llegada últimamente de 2 temas nuevos. ‘experimento.mp3’ presentaba un ritmo casi bailable, con un beat posiblemente influido por alguien tipo Jamie xx, Caribou o Rosalía. ‘tecnorecuerdos’, el más reciente, es hoy la “Canción del Día”.
‘tecnorecuerdos’ es la canción en que mejor confluyen la intensidad -para bien- que puede alcanzar su voz con la sensación de nostalgia de sus melodías y producción, a lo que contribuye la inclusión de sonido ambiente y conversaciones random del vecindario.
Lu Demie nos habla en ‘tecnorecuerdos’ de plomos que saltan, de bombillas a punto de estallar, en medio de un edificio apagado, en el que quizá «ya no vive gente». Pero en el que cabe la esperanza de que quede encendido el amor. O al menos su «recuerdo». Y es que en su momento más hermoso, las memorias de la cantante no llegan a acertar si aquello que bailó con su pareja fue «un pasodoble o un perreo hasta abajo». Su vídeo DIY parece preguntarse si pueden alquilarse los recuerdos.
Hits
Por si quedaba alguna duda, ‘RENAISSANCE’ de Beyoncé será uno de los discos más populares de 2022, sucediendo al éxito de los anteriores álbumes de estudio de la cantante. Aunque la banda sonora de ‘El Rey León’ y el álbum de The Carters probaron que no todo lo que toca Beyoncé lo convierte en oro, lo cierto es que todos sus discos de estudio en solitario han sido un gran éxito y el acto primero de ‘RENAISSANCE’ no va a ser una excepción.
Este primer Acto -de los 3 que serán en total- de este misterioso proyecto ha sido número 1 en Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Canadá, Australia… en general en los países donde el inglés es la lengua principal. En la Europa continental, ha sido también número 1 en Francia, además de en Holanda o Dinamarca. Los puestos 2 en Alemania e Italia y 3 en España no están tampoco nada mal teniendo en cuenta la irregular distribución del físico.
Pero lo mejor está siendo la resistencia del álbum durante el mes siguiente y sin que Beyoncé esté moviendo un solo dedo. No hay videoclip disponible para ninguna de las canciones del álbum, no ha habido actuaciones en vivo ni televisivas, pese a que los VMA’s pedían una a gritos; y aun así encontramos todavía el álbum en el puesto 3 del Billboard 200, en el puesto 8 en Reino Unido y en el puesto 12 en un mercado tan duro para todo lo que no es latino como España. Donde recordemos que ‘Break My Soul’ no ha logrado ser un hit ni siquiera moderado: solo fue número 94 y resistió en listas 1 semana.
Mediatraffic estima que se ha vendido el equivalente a casi 700.000 unidades de ‘RENAISSANCE’ en las primeras 3 semanas. A este ritmo, el millón está asegurado y con la Navidad y a poco que se promocione un single como ‘Cuff It’ o ‘Alien Superstar’, el millón podrían ser 2. La pregunta es… ¿habrá promo o pasaremos realmente al Acto 2 a la altura de Acción de Gracias?
Flops A quien el público no ha esperado un lustro es a Calvin Harris. Ha pasado demasiado tiempo. El artista que editara una decena de singles de ’18 Months’, llevándolo hasta el triple platino en Reino Unido e incluso al platino en un mercado tan díficil para la EDM como Estados Unidos, pierde fuelle.
Si el primer volumen de ‘Funk Wav Bounces’ salvó los muebles gracias a la inclusion de ‘Feels’, ‘Funk Wav Bounces Vol. 2’ está obteniendo los peores datos de la carrera de Calvin Harris desde su debut ‘I Created Disco’. El nuevo álbum, pese a incluir colaboraciones con estrellas de primera línea como Dua Lipa o Justin Timberlake, tan sólo ha sido número 5 en Reino Unido y número 17 en Estados Unidos.
Los puestos 36 en España o 45 en Francia alertan sobre el escaso interés internacional en el proyecto, pero es que además el álbum se ha desplomado en su gran bastión, Reino Unido. En su 3ª semana el disco baja al puesto 94 y las midweeks advierten que no existirá una 4ª en el top 100. No parece que pequeñas maravillas como ‘Obsessed’ hayan cautivado demasiado al respetable. ¿Puede el disco remontar con alguno de sus muchos grandes nombres, como Swae Lee, Snoop Dogg, Tinashe… promocionando de alguna manera?
Arcade Fire habían realizado unos cuantos conciertos de presentación de su último disco ‘WE’ a lo largo de los últimos meses. Sin embargo, no ofrecían ningún concierto desde el pasado mes de julio. Anoche, 30 de agosto, era la fecha en que el tour propiamente dicho comenzaba en Dublín, y este lo hizo con normalidad.
Dos días antes, Win Butler había recibido acusaciones de abuso de poder y conductas sexuales inapropiadas por parte de 3 mujeres y una persona no binaria. Los hechos habrían sucedido entre 2016 y 2019, según el reportaje de Pitchfork, cuando estas personas tenían entre 18 y 23 años y Win Butler, entre 36 y 39. Win ha enviado un comunicado reconociendo que en esa época sufrió depresión y adicción al alcohol, pidiendo perdón por haber enviado mensajes por móvil inapropiados, pero afirmando que las demás acusaciones son falsas y que jamás ha tocado a una mujer sin su consentimiento. Su mujer y compañera de banda, Régine, le respalda por completo.
El Instagram de Arcade Fire se ha llenado de peticiones de que cancelaran la gira. Hay quien pide que den la opción de devolver el dinero. Otros usuarios no están de acuerdo. En nuestras páginas, el comentario más destacado por los usuarios es uno que afirma que «tenemos que hacernos mirar lo que llamamos abusos, o inventar una nueva palabra para lo que supuestamente habría hecho Win. Le damos la misma relevancia a una violacion múltiple que al hecho de que una mujer adulta se involucre en una relación esporádica con otro adulto y si se produce cualquier desalineación en las expectativas que uno y el otro tienen de la misma, entonces la mujer queda ultrajada y traumatizada y el hombre es un violador».
El periódico Irish Times ha entrevistado a varios fans de Arcade Fire en las inmediaciones del recinto para preguntarles qué opinan de las acusaciones. Algunos no se habían enterado siquiera. Uno responde que se lo contó su mujer pero que ha preferido no leerlo y habla de «ser inocente hasta que se demuestre lo contrario». Otro indica que sobre el escenario hay 14 personas y que nunca devolvería su ticket por solo 1 de ellos. Un usuario reconoce que algo oscuro parece haber pasado «pero que se lo esperaba peor por cómo sonaba el titular de Pitchfork». Ninguno ha cancelado a Arcade Fire, aunque hay que recordar que puede haber un sesgo al tratarse de entrevistas a fans que sí han acudido al concierto, y no a los que se han quedado en casa, si los hay.
Por su parte, Los Angeles Times recopila una serie de tuits y opiniones dejadas en Reddit sobre el concierto. Todos los usuarios hablan de normalidad en el show. Win Butler no hizo ninguna referencia a las acusaciones pero sí agradeció a la audiencia su asistencia «desde el fondo de su corazón». Se reportan tan sólo algunos asientos vacíos en el graderío arriba del todo, y también «una gran ovación para la banda».
Mientras Feist, como telonera de Dublín, ha decidido donar lo obtenido en la venta de merchandising a una ONG que trabaja por la mujer, el Women’s Aid local, parece que la gira de Arcade Fire se desarrollará con normalidad. El 21 de septiembre les aguarda Madrid y, aunque las entradas de pista están agotadas, todavía quedan algunas en grada.
Benjamin Clementine ha anunciado la fecha de salida de su nuevo álbum, ‘And I Have Been’, y ha compartido un single titulado ‘Genesis’. El sucesor de ‘I Tell A Fly’, lanzado en 2017, saldrá a la venta el 28 de octubre. Los sencillos previamente lanzados, como ‘Copening’ y ‘Weakend’, también estarán en el álbum.
‘And I Have Been’ fue concebido durante el COVID, según declaraciones del propio Clementine: «Como todos, también me vi cara a cara con muchas lecciones, complicaciones y epifanías que tenían que ver con compartir mi camino con alguien especial». Al mismo tiempo, Clementine ha hablado sobre el nuevo single y ha revelado que trata sobre «la constante negación de mis raíces».
Según un comunicado de prensa, al disco ‘And I Have Been’ le seguirá otro el año que viene: «Es la punta del iceberg que plantea la escena para la «Parte Dos», que se adentrará más profundamente».
Tracklist:
1. Residue
2. Delighted
3. Difference
4. Genesis
5. Gypsy, BC
6. Atonement
7. Last Movement Of Hope
8. Copening
9. Weakend
10. Auxiliary
11. Loveluster
12. Recommence
Desde un coche en movimiento, en la oscuridad de la noche, vemos a una pareja abrazarse apasionadamente en un parking. Es tan solo un instante, pero es una imagen de gran fuerza dramática y poder de sugerencia. Así es la excelente portada de ‘Heaven Come Crashing’, y en ella, se encuentra la esencia del propio álbum. El segundo largo de Rachika Nayar es una travesía por los recovecos de nuestros sentimientos más profundos, por los breves momentos de intensidad emocional en los que el corazón parece que nos va a explotar. La artista afincada en Brooklyn, quien ya sorprendió el año pasado con su estupendo debut ‘Our Hands Against the Dusk’ expande su sonido a territorios más ambiciosos, más cinematográficos y, en ocasiones, hasta casi bailables.
Hay un sentimiento de grandeza que recorre todo este segundo trabajo, en el que las canciones tienden a virar desde lo tímido a lo épico, sin perder un ápice de su intimidad. En los casi diez minutos de ‘Tetramorph’, el segundo corte del disco, caben todo tipo de sensaciones. Lo que comienza como una pieza ambient liderada por el característico tratamiento camaleónico de la guitarra de Nayar, a mitad de canción incorpora un dron, para terminar acercándose a un sonido post-rock.
Estos continuos cambios de ritmos y texturas son frecuentes a lo largo de toda la obra. El más significativo y el momento más álgido del álbum es en la canción que le da título, que además incorpora la voz de Maria BC, tratada aquí como un instrumento más, dotada de un aire místico y etéreo. Tras un par de minutos de calma, la canción se libera y explota hacia una pasión y una euforia exuberantes, acelerando la melodía con beats frenéticos, otorgando un luminoso sentimiento de inmediatez y desenfreno. El cierre de la edición simple ‘Our Wretched Fate’ también cuenta con la participación de la cantante y tiene una estructura similar, culminando con una urgencia bailable. El disco abre con la atmosférica ‘Our Wretched Fantasy’, que dialoga con esta última y supone un gran avance de lo que esperar en el disco, aunque aquí no haya grandes giros ni clímax épicos.
La enigmática ‘Nausea’ con sus drones y sus sintetizadores aéreos comienza en un estado de confusión, donde los sonidos crean un paisaje asfixiante, pero poco a poco se va desprendiendo de su oscuridad y termina en un esperanzador número electrónico. De forma similar, la tensión se palpa al principio de ‘The Price of Serenity’, hasta su bellísima mutación en éxtasis en torno al final.
En ‘Heaven Come Crashing’, Rachika Nayar no nos alecciona sobre cómo tenemos que sentirnos con sus canciones sino que dejan que estas hablen por sí mismas. Sus títulos son tan crípticos como las propias composiciones, y el mundo que crean tan vasto que da lugar a múltiples interpretaciones. Es música que te atrapa por su condición envolvente y te remueve por su admirable capacidad para elevarte a otra dimensión. En el mundo de Rachika Nayar, las emociones son intensas pero fugaces, intentamos aferrarnos a ellas pero se nos escapan. Nada es eterno, todo está en constante movimiento y pasa ante nuestros ojos con la velocidad de una estrella fugaz, pero vivir merece la pena por esos breves instantes de pura emoción y belleza; una luz al final de un túnel, el abrazo de dos amantes en la oscuridad.
La gira ‘Liquidación Total’ de Samantha Hudson llega a su fin tras 38 fechas alrededor del país. Así lo ha anunciado la artista a través de su Instagram, donde ha revelado las últimas fechas del tour. ‘Liquidación Total’ volverá el 18 de septiembre con un show en la Sala Razzmatazz de Barcelona y terminará definitivamente el 28 de enero de 2023 en la Sala Repvblicca de Valencia. La gira se llama «Liquidación Total Por Cierre» o también EXXXTERMINIO según sus propias palabras.
La artista también ha revelado en su Instagram que «muchas de estas fechas serán un show especial de fin de gira y llevaremos el espectáculo que presentamos en el último Sonar«, por lo que podemos esperar algo muy especial. Antes de terminar el tour Samantha Hudson visitará Barcelona, Rivas, Granada, Murcia, Zaragoza, Madrid y Valencia.
Además de las ya concretadas, las fechas completas son el 30 de septiembre en Rivas, el 1 de octubre en Granada, el 13 de octubre en el Hermosa Fest de Murcia, el 2 de diciembre en Zaragoza y el 17 de diciembre en Madrid. Las entradas están disponibles aquí.
Hace unos días se confirmaba la fecha y tracklist del nuevo disco de Romeo Santos, llamado ‘Fórmula Vol. 3’ y previsto para ser lanzado el próximo jueves 1 de septiembre. En el anuncio los nombres de las colaboraciones aparecían difuminados, de forma que no se sabía quien estaría en el álbum. De momento, se han confirmado dos artistas que sí aparecerán en ‘Formula Vol. 3’: Rosalía y Justin Timberlake.
La canción con Rosalía recibe el nombre de ‘El Pañuelo’. La confirmación llega tras una captura que circula por redes de la preventa del single en la que se revela la presencia de la catalana. De momento, no tenemos ningún adelanto de la canción. Por otro lado, de la colaboración con Justin Timberlake sí que hay una muestra.
La colaboración entre Romeo Santos y Justin Timberlake se llama ‘Sin Fin’ y ya se puede escuchar un trocito, protagonizado por la voz de Timberlake, en el perfil de Instagram de Romeo Santos. ‘Sin Fin’ y ‘El Pañuelo’ son dos de las 20 canciones que tendrá ‘Fórmula Vol.3’ y de las siete canciones colaborativas que se incluirán en él. También hay mucha curiosidad entorno al track ‘15,500 noches’, ya que la lista de artistas presentes parece bastante extensa.
Tracklist:
1. Intro FV3
2. Bebo
3. Ayúdame
4. Boomerang
5. Sexo con ropa
6. Ciudadana
7. Mar
8. El Pañuelo
9. 15,500 noches
10. Perro
11. Sin Fin
12. Solo Conmigo
13. Sus Huellas
14. Siri
15. Skit
16. Me extraño
17. Suegra
18. R.I.P
19. La Última Vez
20. Nirvana
El regreso de Britney Spears después del fin de su tutela está siendo muy bien acogido en las listas de éxitos. Se trata de una adaptación dance del clásico de Elton John ‘Tiny Dancer’, que sucede al entusiasmo con el que el público acogió la conversión del clásico ‘Sacrifice’ en el rompepistas ‘Cold Heart’ junto a Dua Lipa.
‘Hold Me Closer‘, el dúo de unos irreconocibles Britney Spears y Elton John, debutaba en el puesto 14 del Global de Spotify pese a no haber sido apoyado por la playlist Today’s Top Hits, y actualmente sobrevive en el top 30 cuatro días después, recuperando posiciones respecto al domingo. Esto es, su situación es estable ya en esa parte de la tabla.
Además, está en el puesto 3 de las midweeks británicas. Aunque durante el resto de la semana puede bajar en favor de canciones más consolidadas y longevas en el mercado, como es habitual, realmente solo la separan 1.200 copias del actual número 1, el macrohit ‘Afraid to Feel’ de LF SYSTEM, muestra de la ilusión que ha despertado en el público.
Otros territorios importantes que han acogido con entusiasmo ‘Hold Me Closer’ son Canadá, Australia y Estados Unidos, donde permanece en el top 20 de Spotify. Como es habitual con todo lo que NO es latino, España no será un mercado clave para esta canción, al menos por el momento.
Y es que aunque ‘Cold Heart’ de Elton John con Dua Lipa nunca pasó del top 15 en España, actualmente pasa su 50ª semana en el número 76, certificada como doble platino. Es decir, ha sido un sleeper aquí como en otros territorios. ¿Correrá esta suerte ‘Hold Me Closer’?
DCODE vuelve el 17 de septiembre con una nueva edición que se celebrará de nuevo en el Campus de la Universidad Complutense de Madrid, como cada año, y que contará con la presencia especial de Coca-Cola. Tras su implicación en festivales como Mad Cool y Bilbao BBK Live, DCODE es otro festival español que contará con su iniciativa musical Coke Studio. Dentro de su recinto, se instalará una escultura hinchable que servirá a los asistentes de punto de encuentro o de descanso.
Coca-Cola refuerza así su compromiso con la música con una campaña dedicada al Real Magic. Con su presencia en festivales, Coca-Cola anuncia precisamente la expansión global de Coke Studio, su plataforma musical creada en 2008, con la que busca crear un espacio común en el que enmarcar todas sus iniciativas relacionadas con la música y en la que dar a los artistas de todo el mundo la oportunidad de asociarse y crecer.
El cartel de DCODE incluye nombres como Years & Years, Crystal Fighters, The Kooks, Deluxe y su cantante Xoel López, también confirmado por separado; The Hives, Viva Suecia, Carlos Sadness, Fuel Fandango, Shinova, Delaporte, Maxïmo Park y Ginebras, entre otros. En sus redes, el festival madrileño ha comunicado que ha vendido ya el 80% del aforo.
Por otro lado, DCODE vuelve a apostar por el talento emergente y completa su programación una serie de interesantes artistas como son la banda de Vermont Sir Chloe, que suena a medio camino entre St. Vincent y Andy Shauf; el cantautor madrileño St. Woods, el adalid del emo rap nacional GOA, el cantante australiano criado en Londres Thomas Headon, la joya del underground británico The K’s, la estrella de TikTok Abby Roberts y el cantautor indie-pop Molina Molina.
Este año, por otro lado, DCODE vuelve a apostar por ser un festival sostenible y apto para todos los públicos, y potencia la eficiencia energética, el reciclaje, la alimentación saludable y sostenible.
Por otra parte, la gran acción de Coke Studio ha sido el lanzamiento de The Conductor, primer contenido nacido dentro de esta nueva estrategia global de la plataforma, y en el que varios artistas han presentado su versión particular de ‘A Kind of Magic’ de Queen. Han participado la estadounidense Ari Lennox, el británico Griff, la turca Ekin Beril, la también estadounidense Mariah Angeliq (hija de cubanos y portorriqueños), el canadiense-indio Tesher y la banda surcoreana TRI.BE. Los sonidos del R&B, el k-pop o la canción de autor han puesto banda sonora a esta campaña con la que Coke Studio se abre al mundo.
La plataforma Coke Studio, por otro lado, se enmarca en Real Magic, la filosofía de marca global de Coca-Cola. Esta filosofía a la que alude, es la creencia de que nuestras diferencias hacen del mundo un lugar más rico en el que vivir, y que también son nuestras propias experiencias como seres humanos las que nos unen aunque vivamos a miles de kilómetros de distancia.
Entrevistar a Ezra Furman es la experiencia contraria a un junket. Aquí no hay respuestas con monosílabos, Ezra valora el trabajo de la otra persona y se esfuerza en dar respuestas completas, tomándose su tiempo para contestar e, incluso, para encontrar la palabra adecuada (en el texto, para no cansar al lector, hay muchas menos “pausas” de las que ella usó). Supongo que también influye en esto su timidez y una inseguridad que se percibe aunque, afortunadamente, ahora se encuentre más segura de sí misma y de sus trabajos.
Ezra comienza la entrevista evitando en lo posible el contacto visual pero, a medida que avanza la charla, va sintiéndose más tranquila e incluso soltando alguna coña. Hablamos de su nuevo álbum ‘All Of Us Flames’, nuestro «Disco de la Semana», pero también de su proyecto para la BSO de ‘Sex Education‘, de la influencia que le supone Bob Dylan, o de su intención de contar historias que lleguen a quienes no suelen verse reflejados en las historias LGBT que salen por la tele.
¿En qué contexto escribiste ‘All Of Us Flames’?
Escribí la mayoría del disco en 2020, un poco en 2021 pero en general en el tiempo duro de la pandemia. Podemos querer evitar hablar de esto, pero la pandemia de coronavirus es uno de esos eventos que acaba influenciando todo lo que ocurre ahí… lo que pasa es que a veces no sabes de qué manera. O que ocurre de forma inconsciente. Pero desde luego creo que las huellas de la salud mundial están tras estas canciones. Ha habido un impacto tremendo en nuestra salud mental, quizás por eso he estado escribiendo tanto sobre curarse, o sobre la necesidad de una comunidad… aunque también eran temas que estaban en mi cabeza antes. (pausa) Ya sentía que el mundo estaba muy enfermo antes de la pandemia. Supongo que enfermó más. Empezamos a sentirnos… bueno, me estoy enredando mucho…
Para nada, tómate tu tiempo.
No, no… seguramente tengas tú una pregunta mejor que la chorrada que yo tengo ahora en la cabeza (sonríe)
No estoy yo tan seguro de eso, pero como estés más cómoda. Mira, al hilo de lo que estabas diciendo: tenía pensado preguntarte sobre una frase de la nota de prensa, “dentro de este disco, el fin del imperio patriarcal y capitalista parece inminente e inevitable”. ¿Tú lo sientes así? Yo no sé si soy tan optimista.
Sí, a ver… no lo escribí yo, pero entiendo por qué la persona de prensa lo ha puesto (ríe) Yo diría… quizás yo no diría que ese final es inminente, pero puede que a nivel individual… quizás puedes tirar los grilletes, al menos los que tienes en tu espíritu. Como que al menos puedes tomar un pequeño respiro espiritualmente. En cuanto a ese “fin de imperio” que ansío… quién sabe cuánto tardará en llegar, pero sí que parece inevitable. Sí que lo parece. Y ésa es una de las direcciones de este disco, el ansia por que llegue ese día. Como apoyarnos en que llegue una era mesiánica, o una utopía… en la que el Mal sea derrotado (sonríe brevemente). Creo que es como una buena terapia… bueno, o como una buena práctica espiritualmente, para entender que eso es posible. De algún modo.
¿Cómo afrontas la salida del disco?
Es una sensación muy bonita. Muy bonita pero también un poco extraña, el ser consciente de que el disco es bueno y está a la altura de lo que quería, porque ha sido mucho tiempo, ha llevado mucho trabajo hacerlo, para hacer algo de lo que estar orgullosa… y a la vez no sabes si a la gente le gustará, si tendrá éxito en el mercado que sea en el que intente entrar. Pero la verdad es que esto último es mucho menos importante para mí que el estar orgullosa. Así que es bonito tener esa batalla ya ganada.
(pausa) Si te soy sincera, también tengo miedo. Sé lo que es ponerte en el ojo público y, desde que estoy fuera del armario como mujer trans, me resultan más dolorosas mis apariciones públicas, o cualquier cosa que tenga que ver con mi imagen pública, entrevistas, valoraciones a mi trabajo… aunque, paradójicamente, también lo siento todo más real. No sé.
«Desde que estoy fuera del armario como mujer trans, me resultan más dolorosas mis apariciones públicas, aunque, paradójicamente, también lo siento todo más real»
El álbum se abre con ‘Train Comes Through’. ¿Por qué elegiste ese tema? Me gusta mucho la progresión que tiene.
Muchas gracias. (piensa) Sí, creo que establece los términos de este disco. El sentido de comunidad, de tribu que aspira al triunfo del Bien sobre el Mal, hay un espíritu de equipo ahí. Y creo que ayuda a que el resto del disco tenga más sentido. A que las apuestas sean cósmicas (sonríe) Para mí, es una de las mejores cosas que he escrito en mi vida. Es como dibujar una línea en la arena, y que todo el disco ocurra en el otro lado de esa línea.
Hay algo en el disco, quizás la mezcla de la vulnerabilidad con el sentimiento de fuerza, el rock, y por supuesto la temática, que me recuerda a las canciones de ‘Hedwig & The Angry Inch’. No sé si te gusta esa película.
Sí, ciertamente hay mucha solidaridad, y formas de expresión similares a ‘Hedwig’, y la historia de Hedwig tiene muchas cosas en las que me reflejo, pero a la vez intento hacer mi propia versión de eso. Siento que, por muy poderosas que hayan sido en el pasado las expresiones de Orgullo, muchas de ellas me han dejado un poco fría… por el hecho de que parecían muy felices, muy de desfile, ¿sabes? Y yo pensaba “así no es como me siento yo”. No solía ir a desfiles del Orgullo porque no me sentía incluida ahí. Y parte de eso será por ser trans, claro, pero sobre todo es porque me sentía fuera de lugar. ‘Hedwig’ es una película estupenda, esto lo estoy diciendo en general respecto a este tipo de creaciones, pero me he sentido así.
Espero que con mi música haya conseguido hacerlo de forma que más gente se sienta incluida, más gente que se sentía como yo, que es… más herida, quizás. Más dañada. Con más desesperación en ocasiones. Con más violencia. Y, a la vez, con solidaridad y ganas de mejorar las cosas. Espero que todo eso se sienta, y que especialmente mis fans queer lo sientan.
«Espero que con mi música más gente dañada se sienta incluida»
Bob Dylan es una gran influencia en ti, según he leído.
Sí, a ver, puede resultar idiota por mi parte decir que me influye Bob Dylan porque el mero hecho de pensar en escribir canciones como si fuese literatura… Dylan fue una de las personas que hizo eso posible en la cultura pop. Pero lo he dicho recientemente quizás porque es la primera vez en mi vida que me siento como… merecedora de esa influencia, ¿sabes? Como que tengo ahora otra confianza en lo que escribo. Siempre según mi propio estándar, claro. Como que ya no es tan vergonzoso, no me siento como una tonta que sale diciendo “oh, sí, quiero ser como Bob Dylan”. Sigo sin pensar que sea tan buena como Bob Dylan, y no sé si alguna vez estaré a su altura, pero… al menos me siento buena para mi propia altura, por así decirlo.
Tus anteriores trabajos fueron para la BSO de ‘Sex Education’, la serie de Netflix, ¿cómo fue eso? Además de ser una serie muy divertida, tiene una de las representaciones LGBT más cuidadas en la ficción actual, entiendo que eso también fue un plus a la hora de aceptar ese proyecto.
Desde luego. A ver, llegó en un momento en que yo tenía que buscarme un trabajo, básicamente. Un trabajo aparte de mi arte, de mi vida artística tal y como yo la había imaginado. Y ese trabajo podría haber sido currar en un Burger King, pero tuve la oportunidad de trabajar para esta serie, que tiene el corazón en el lugar adecuado, lo cual me hizo sentir mucho mejor que currar en un Burger King… he sido muy afortunada en eso.
Además es muy bueno porque mantiene mis “músculos compositivos”, por decirlo así, en forma. Yo escribo canciones me lo pidan o no me lo pidan, pero está bien tener como un encargo, un trabajo, un lugar al que esas canciones van a ir. Motiva. Por otro lado, no puedes sacar un álbum cada año, así que esto hace que cuando tenga que sacarlo sea más especial, y que aparte pueda ir sacando canciones que no tienen que ser “mi mensaje al mundo” ni cosas así, canciones que no meta en mis discos porque no me encajen por temática o lo que sea. En definitiva, es un trabajo ideal, me siento tremendamente afortunada de tenerlo. Y además no creo que yo lo haga bien currando como Atención al Cliente (sonríe)
Tonje Thilesen
Tu canción número 1 en las plataformas de streaming sigue siendo ‘Love You So Bad’. ¿Qué crees que tiene para haber llegado a tanta gente?
La respuesta corta es: porque les gustó a los de ‘Sex Education’ y eso la llevó a mucha gente. Pero, claro, ¿por qué les gustó a los de ‘Sex Education’? Pues… (pausa) Supongo que parte de ello es el gran talento de mi compañero de banda, Jorgen Jorgensen y Tim Sandusky, que consiguieron hacer que la canción tuviera una vida propia. Y también estoy muy orgullosa de esa canción como compositora, porque tiene solo tres acordes, con ellos cuenta una historia, con sus personajes y su arco narrativo, con algunos aforismos también… y, aunque no la escuches con detenimiento, la coherencia interna que tiene hace que te llegue.
Pero, a la hora de la verdad, no tengo ni idea, no tengo nada de control sobre estas cosas… es como si tiro una serie de cosas al aire, algunas caen al suelo y otras se las lleva el viento, pero yo no sé nada sobre aerodinámica. Desde luego confío en el público en muchas ocasiones para saber si algo es bueno.
«El fin del imperio que ansío parece inevitable»
Supongo que se sentirán conectados con ella.
Sí… creo que hay algo de fracaso ahí, ¿sabes? En esas emociones. Creo que tiene que ver con el fracaso. Es uno de los sentimientos más universales, y no hay muchas canciones que traten sobre eso. Tienes una relación amorosa muy especial que se va al traste… la gente quiere oír eso. Especialmente con unos violonchelos tan bonitos sonando.
El fin de semana pasado, Arctic Monkeys fueron “trending topic” por su actuación en el Festival de Leeds. Y esta semana -el jueves 1 de septiembre- podremos verlos en Cala Mijas junto a un elenco de lujo que incluye a Kraftwerk, Róisín Murphy, Nick Cave, Hot Chip, Liam Gallagher, James Blake y un larguísimo etcétera.
Antes de eso, el grupo de Alex Turner ha tenido la generosidad de compartir un single de adelanto del disco que habían anunciado para el próximo 21 de octubre. El álbum se llama ‘The Car’ y el primer single que estrenan en versión de estudio no es el mismo tema que habían estrenado en directo hace unos días. Aquel fue el complicado ‘I Ain’t Quite Where I Think I Am’ y el tema del que hoy comparten el videoclip se llama ‘There’d Better Be a Mirrorball’. Es la Canción del Día en JENESAISPOP.
‘There’d Better Be a Mirrorball’ es una balada de 4 minutos y medio de corte retro, que comienza con unas notas de piano y unos arreglos orquestales muy teatrales. Tras unos instantes de silencio, alternados con unas sacudidas al piano, Alex Turner comienza ordenando: “no te emociones, no es propio de ti”.
Sin embargo, después bromea que dejar salir al “viejo tonto romántico encaja mejor con el estado de ánimo”. De manera abstracta, poco concreta, Arctic Monkeys hablan aquí de los problemas de comunicación y los sentimientos, representando aparentemente la bola de espejos del título la sensación de fiesta o alivio, no sin cierta sorna («más vale que haya una bola de espejos»). Llama la atención también la figura del coche, pues ‘The Car’ es el título de todo el álbum, representando probablemente el fin de dicha fiesta. “¿Quieres llevarme al coche?”, comienza preguntando, atormentado, cada estribillo.
Musicalmente, la canción se va adentrando en el soul y el disco de los años 70 a través de unos gloriosos arreglos de cuerda, que nos indican que este álbum podría estar un poco más cerca del clasicismo de ‘AM’ que de la rareza de ‘Tranquility Base Hotel Casino’. ‘There’d Better Be a Mirrorball’ abrirá el álbum.
El grupo era el gran reclamo de este nuevo festival hermano de Mad Cool que iba a celebrarse en Madrid. La organización ofrece la devolución de las entradas o su cambio por un abono para Andalucia Big Festival, evento que hoy añadía a Suede, Franz Ferdinand y C. Tangana. Es decir, no se suspenderá, pues además de con Rage Against the Machine contaba con otros cabezas de cartel en otras jornadas como Muse o Jamiroquai. En cambio, Mad Cool Sunset era un festival de una sola jornada.
Entre los artistas que iban a actuar en Mad Cool Sunset y que no lo harán tras la cancelación del tour de RATM estaban Biffy Clyro, Glass Animals, Run the Jewels, Kurt Vile o Lucy Dacus.
Este es el comunicado: «Queridos amigxs, tras la reciente cancelación de la gira europea de Rage Against The Machine y, pese a los esfuerzos realizados para encontrar una banda a la altura como sustitución, sentimos comunicaros que Mad Cool Sunset 2022 finalmente no se celebrará Desde hoy, se abre el periodo de devolución de entradas y ofrecemos la posibilidad adicional de cambiar la entrada de Mad Cool Sunset, por un abono de Andalucia BIG Festival. Tenéis toda la información en nuestro link en bio. Sentimos las molestias y esperamos veros muy pronto».