Inicio Blog Página 788

Helena Goch / Motor y al aire

1

No cabe duda de que ‘Motor y al aire’, el tercer álbum de Helena Goch es un gran paso adelante en su carrera. Deja atrás aquel debut ‘Little Tiny Blue Men’, que apenas podía escapar de las comparaciones con Russian Red, y su continuación, un ‘La rama dorada’ que aunque abrazaba con buen tino el castellano como lengua expresiva, aún quedaba un poco huérfano de estilo definido. Y no podemos achacarlo a la producción del ya reputado Julio de la Rosa, que ya produjo aquellos álbumes. En todo caso, sería a la aportación de la valenciana en ese terreno para este trabajo.

Pero no, lo que parece más decisivo es la confianza que muestra Goch a todos los niveles en estas 12 nuevas canciones. Una vez más, la apuesta recae en sacar el máximo partido al peculiar estilo vocal de Helena, uno de esos que o lo amas o lo odias, con una pronunciación al límite de lo inteligible. Así que la jugada ganadora está, aquí sí, en un estilo más definido, un pop rock sombrío y orgánico, las más veces épico al estilo Mumford & Sons (la refulgente ‘La generosa’ es de las más claras), otras oscuro al más puro estilo de una Tulsa pre-’Centauros’ (la de Miren Iza es una de las voces que surge inevitablemente al escuchar esta) o la última Christina Rosenvinge (esta es la otra).

Una vez hallada esa tesitura tan apropiada para su singular color vocal, faltarían las canciones. Y, desde luego, en esa parcela ‘Motor y al aire’ está muy bien servido. Aunque su último tramo languidece en exceso, preso de cierta reiteración de esquemas (tras la somnolienta ‘Mejor así’, los más de 7 minutos de ’Miedo a la oscuridad’ resultan exagerados), hasta ahí todo iba muy bien. Especialmente en una cara A en la que gobierna el puro melodrama de los singles ‘Sujétate fuerte’, ‘Así así’, ‘Despídete de mí’, con el perfecto eco de ‘Lo que me dijo su voz’ y ‘La vieja loba’. El ritmo algo más agitado de ese bonito homenaje a su madre que es ‘La reina del baile’ y el perfil austero de la preciosa ‘Trece’ ejercen de estupendos contrapuntos a ese “mood” en el que Goch parece realmente cómoda, como si su voz de terciopelo y su dicción perezosa y abierta hubieran nacido para cantar exactamente eso, y así.

Otro aspecto en el que Helena muestra una mayor madurez y que hace que ‘Motor y al aire’ sea, claramente, su mejor trabajo hasta ahora son sus letras. Unos textos que, de nuevo y con una lírica poco rebuscada pero no obvia, la muestran confiada, dejando una impronta de las lecciones que, palo a palo, le ha dado la vida y la han preparado para plantar cara al miedo y la decepción («Vas a ganar la batalla por tu independencia / que no necesitas de nada, tú ya eres perfecta», ‘Lo que me dijo su voz’). Se retrata a sí misma como una mujer fuerte que, si no lo era, ha crecido gracias a la sororidad («Si no puedo hacerlo sola, si no basta con querer / prométeme que con tu abrazo bastará para vencer», ‘Sujétate fuerte‘) y el ejemplo de las que le rodean: en la grabación destaca el papel crucial de Rakel Robayna –pianos, guitarras, mandolina, coros– y Sara Altez –batería, armónicas, bajos– como sus manos y cabezas extras para construir este trabajo tan sólido, que hace atisbar un futuro aún más brillante.

Helena Goch presenta ‘Motor y al aire’ en Barcelona el día 10 de mayo, en la sala Almodobar; y en Madrid el 14 de mayo, en los eventos por las Fiestas de San Isidro de la Plaza Mayor.
Calificación: 7/10
Lo mejor: ‘Sujétate fuerte’, ‘Así así’, ‘La generosa’, ‘Despídete de mí’, ‘Trece’
Te gustará si te gustan: Tulsa, Christina Rosenvinge, Mumford & Sons
Escúchalo: Spotify

Las claves visuales de los vídeos de Taylor Swift, FKA twigs, James Blake & Rosalía, The Chemical Brothers y Hot Chip

4

La fantasía colorista de Taylor Swift, el enigmático baile de FKA twigs, las vidas paralelas de Blake y Rosalía, la nueva perrita Laika según The Chemical Brothers, la “molesta” canción de Hot Chip, y muchas, muchísimas mariposas. Revoloteamos y mariposeamos por elementos visuales y narrativos de los videoclips más destacados de las últimas semanas.

ME! (Taylor Swift)

Los coloridos musicales de Jacques Demy (‘Los paraguas de Cherburgo’, ‘Las señoritas de Rochefort’), las fantasías disneyanas (hay un explícito homenaje a ‘Mary Poppins’ con Brendan Urie volando con paraguas por el cielo londinense) y la estética de StarLily “el unicornio mágico” o Mi pequeño Pony. Todo ello amasado como para hornear un gran cupcake. Así podríamos calificar el nuevo vídeo de Taylor Swift dirigido por el habitual Dave Meyers. Tras la recurrente (y ya cansina) alusión a la serpiente, las mariposas que aparecen tras su mordisco son el presagio de una explosión de alegría y color que sirve como antídoto para la venenosa relación que parece mantener una pareja. A partir de una discusión, se suceden varias secuencias con coloristas coreografías, algunas de ellas interpretadas bajo un cielo luminosamente encapotado por las alas de los lepidópteros, que funcionan como la metáfora plástica y algodonosa de una reconciliación. En mitad del vídeo, Urie nos abre literalmente su corazón y lo que encontramos dentro es una desbordante fantasía pop compuesta por bailes sesenteros, desfiles de bandas militares de espíritu naif, retrofuturismo discotequero y un final que reinterpreta ‘Cantando bajo la lluvia’ en clave de chaparrón pictórico.

Cellophane (FKA twigs)

Hace unos años, si una chica hacía lo que FKA twigs en ‘Cellophane’, subirse a una barra de stripper y rebozarse en el barro, era porque estaba a un tris de irse “a Usera, a hacer la carrera”. Sin embargo, una vez que llegó Demi Moore (‘Striptease’) o Chiqui Martí, la barra de puticlub entró en los gimnasios como si fuera un banco de abdominales. La cantante británica no es la primera que lo utiliza en un videoclip -ahí está el baile erótico-festivo de la “rabiosa” Shakira-, pero sí la que le ha dado un uso más imaginativo. FKA twigs sale a un escenario como si estuviera en una película de Lynch: aparece tras unos cortinajes tenuemente iluminados, caminando con unas plataformas por un suelo que se refleja como un espejo (que luego se usará como metáfora del doppelgänger), mientras suena un enigmático sonido metálico de fondo y las ovaciones de un público al que oímos pero no vemos.
Una vez comenzado el baile, filmado de forma muy eficaz, con la cámara dando vueltas al mismo tiempo que la cantante, se produce un hecho inesperado: el cielo se abre como un trampantojo de una bóveda barroca, y twigs se encuentra con un ser fantástico que recuerda a los lepidópteros de ‘The Gate’ de Björk (no por casualidad los dos vídeos son del mismo director, Andrew Thomas Huang). A partir de ese encuentro, la cantante “pierde pie” y empieza a descender como un ángel caído. Su aterrizaje en un espacio embarrado e infernal, de inspiración teatral, parece una alegoría de este reciente mensaje: “Tuve que derribar todos los procesos en los que confiaba. Llegar a lo más profundo. Reconstruir. Empezar de nuevo». El barro como símbolo de la creación, del (re)nacimiento artístico y personal.

Barefoot In The Park (James Blake, Rosalía)

Y seguimos con transformaciones, lepidópteros y cielos que se abren. La mariposa, que se transforma a partir de una oruga, es un símbolo universal de cambio. Con ella comienza ‘Barefoot In The Park’, el nuevo vídeo de James Blake dirigido por el solicitado dúo creativo formado por Diana Kunst y Mau Morgó (‘De aquí no sales’, ‘Caballo ganador’). El aleteo de una mariposa pone en marcha esta historia circular, que se inicia con un cruce de miradas a partir de un hecho trágico, y se cierra con otro contacto visual que devuelve el relato al mismo punto. La historia, filmada en el cada vez más frecuente formato cuadrado y con los bordes redondeados, como de diapositiva, está protagonizada por dos niños supervivientes de un accidente automovilístico. A través de unas elipsis muy imaginativas, donde las figuras se van desvaneciendo conforme van cumpliendo años, y del uso de las aceras como metáfora para representar el discurrir de dos vidas contrapuestas pero paralelas, presenciamos el crecimiento de los niños. Al final del vídeo, se abre un “agujerito en el cielo”, como canta Rosalía, y las líneas temporales vuelven a cruzarse.

We’ve Got To Try (The Chemical Brothers)

Laika, la célebre perra cosmonauta que en 1957 orbitó la Tierra a bordo del Sputnik, ha inspirado muchas obras de la cultura popular, entre ellas varias canciones: desde ‘Laika’ de The Cardigans o ‘Neighborhood 2 (Laïka)’ de Arcade Fire, hasta el ‘Laika’ de Mecano compuesto por Nacho Cano. El director Ninian Doff, que ya realizó para The Chemical Brothers el impactante ‘Sometimes I Feel So Deserted’, ha sido el último en sucumbir al influjo de la perrita soviética. ‘We’ve Got to Try’ es un cortometraje inspirado en el experimento espacial de Laika. El vídeo, narrado con mucho ritmo, humor y cariño por los perretes, cuenta la historia de Girl (en realidad un perro muy listo llamado Shadow, que pilota aviones y aparece en la película ‘Peleando en familia’), desde que es recogida en la calle y adiestrada como piloto (la parte más divertida), hasta que es elegida para protagonizar una misión espacial. Pero a diferencia de Laika, que murió de calor horas después de completar la misión, Doff pega un volantazo dramático y presenta un final que podría haber firmado el Wes Anderson de ‘Isla de perros’.

Hungry Child (Hot Chip)

Y acabamos con otro cortometraje. Saman Kesh, director de estupendos clips para Basement Jaxx y Placebo, ha realizado un vídeo para Hot Chip con una sorprendente, atrevida y muy, muy divertida propuesta argumental: una historia donde la canción del grupo que se está promocionando resulta tan molesta como un pitido en el oído. Los cómicos Martin Starr (‘Freaks and Geeks’, ‘Silicon Valley’) y Milana Vayntrub (‘This Is Us’) interpretan a una pareja que discute continuamente. Lo que comienza como un áspero drama matrimonial filmado con colores apagados, se transforma en una tragicómica pesadilla digna de un capítulo de ‘Black Mirror’. La música a todo volumen que suena entre los dos funciona en dos niveles interpretativos: como metáfora de la incomprensión entre la pareja y como inesperado efecto terapéutico, ya que no les permite seguir discutiendo y deben unir fuerzas para solucionar el problema. El director explota con eficacia las posibilidades cómicas de la propuesta, con la aparición de los personajes secundarios, y las dramáticas, como ese momento en el que la pareja se separa y la música deja significativamente de sonar.

Niño de Elche y Javier Gallego se enzarzan en redes por la llamada a «votar por miedo»

58

A buen seguro los muros de tus redes sociales, como los de todos, se han llenado toda esta semana –y con especial intensidad en los últimos dos días– de mensajes llamando a movilizarte como votante en las elecciones generales en España de este domingo, 28 de abril, seas del signo que seas, buscando evitar una gran abstención que todos los partidos consideran (o eso dicen) beneficia al oponente. Sobre esto se ha manifestado hoy Niño de Elche en un tuit que está dando muchísimo que hablar.

«Se puede pedir el voto por convicción, conocimiento, conciencia o incluso por intereses, pero por miedo es lo más fascista que se pueda hacer. Fomentar el voto por reacción nos convierte en reaccionarios conservadores. Un pueblo que vota por miedo no es un pueblo liberado», ha dicho Paco Contreras antes de dar a entender que la «abstención activa»: «Nada es un camino de ida pero una cosa es tener conciencia de la historia y otra es vivir en lo viejo…»

Entre las numerosas personas que han respondido a Niño de Elche, la mayor parte de ellas contrarias a su postura, encontramos al periodista Javier Gallego, conductor del programa radiofónico ‘Carne cruda‘, Premio Ondas 2012. Gallego respondía al artista que la llamada a participar en las elecciones de mañana no eran «votar por miedo, es votar contra el miedo. Justo lo contrario». Contreras, como ha hecho con casi todo el mundo que le ha interpelado, ha respondido a Gallego, aclarando que «no hablo del voto en sí sino de las razones de la demanda. Votar contra el miedo en un estado partidocrático es cuando menos paradójico y regocijarse en el autoengaño. Hablemos de nuestros miedos con honestidad y con menos épica, sería de agradecer».

La conversación entre ambos ha ido encendiéndose (aunque siempre en términos más o menos respetuosos) y mientras que el locutor le espetaba que «la abstención activa está muy bien para el currículum pero favorece a partidos mayoritarios y a la derecha», el «ex-flamenco» (como él se define) le respondía «decir que la abstención favorece a la derecha es un mantra simplista al igual que ver un contra todo en lugar de reflexión». «Estudia primero el sistema electoral y luego hablas de mantras», ha respondido aquel, que ha sido acusado por Niño de Elche de «paternalista». «Curioso verte tan socialdemócrata, bienvenido» es como este ha zanjado su respuesta, que ya no ha obtenido respuesta de Gallego. En todo caso, la cosa está que arde en lo político allá donde miremos. Se está quedando una jornada de reflexión preciosa.

Niño de Elche, por cierto, está a punto de publicar ‘Colombiana‘, su nuevo trabajo producido por el grupo colombiano Meridian Brothers, cuyo primer adelanto ‘El muermo‘ se presentaba días atrás. También ha anunciado las primeras fechas de presentación de este trabajo: el 8 de junio estará en Suena Conde Duque, en Madrid; el 15 de junio en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla; el 8 de julio en el Festival Grec de Barcelona; y el 26 de julio en La Mar de Músicas de Cartagena. En otoño se publica también el álbum de su colaboración con Los Planetas, Fuerza nueva.

Becky G busca un hit pop sin despreciar lo latino con ‘Next To You’ y Digital Farm Animals, el Marshmello británico

4

¿Se ha decidido Becky G a ser la nueva Nicki Minaj? Todo apunta a que sí, en el sentido que no hay semana que no tenga una novedad musical en la que esté implicada. Aunque, en ese sentido, más bien parece seguir la política de la omnipresencia que es habitual en artistas latinoamericanos como Ozuna, J Balvin, Bad Bunny, etcétera. Así, tras presentar la pasada semana ‘La respuesta‘, la anterior ‘Banana‘ con Anitta, que llegó tras un spanish remix de ‘Lost In The Middle of Nowhere’ de Kane Brown y sus singles ‘Green Light Go‘ y ‘LBD’.

Este viernes ha presentado ‘Next to You’, en la que cambia de registro buscando esta vez un hit de pop electrónico. Se trata de una canción escrita y producida por Nick Gale, artista británico que ha trabajado componiendo y produciendo temas de Rudimental, Rita Ora o Dua Lipa que se esconde tras el nombre de Digital Farm Animals. Y nunca mejor dicho lo de que «se esconde», porque Gale oculta su rostro tras una máscara mitad cerdo, mitad robot, recordando a la forma en que preservan su privacidad (y alimentan su márketing) otros productores estrella como deadmau5 o Marshmello.

A este último, especialmente, recuerdan las canciones de Digital Farm Animals, y también esta ‘Next To You’ que también cuenta con la participación del jamaicano Rvssian, otro productor-estrella cuyo gran hit fue aquel ‘Krippy Kush’. Parece evidente que con ella Becky busca acercarse a ese público de tendencias que evolucionó de la EDM al tropical house y, ahora, la amalgama de pop electrónico tan inspirado en el R&B y los ritmos caribeños que copa radiofórmula y playlists. En todo caso, la autora de ‘Sin pijama’ no deja de lado el toque latino tan de moda: la outro de la canción es un verso rapeado en español en el que lamenta los errores cometidos con un crush que podía haber sido algo más. En esa línea nostálgica va también el clip oficial de la canción.

Mientras lanza singles como loca, seguimos sin tener claro si Becky G piensa lanzar un álbum o no. En todo caso, dada su popularidad, este ‘Next To You’ sí podría impulsar la de Digital Farm Animals, cuyos mayores éxitos de streaming son un remix para Alan Walker y un single con Louis Tomlison, sin que sus singles con IMAN, Shaun Frank & Dragonette o Danny Ocean hayan tenido excesiva repercusión hasta el momento.

Ozuna bate récord de premios en los Billboard Latinos 2019, mientras Rosalía «sólo» se lleva aplausos y amistades

24

Hace unas horas la publicación Billboard hacía entrega de sus premios latinos de este año, 2019. Unos premios que partían con la impresionante cifra de 23 nominaciones –hay que tener en cuenta que cada lista –Hot Latin, Top Latin, etc.– tiene sus propias distinciones– para el puertorriqueño Ozuna, logrando así batir el récord de premios de la noche con 11 galardones en total, incluyendo el de Artista del Año, Álbum del Año por ‘Odisea’ y Canción del Año por ‘Te boté’. [Foto del Twitter de Rosalía.]

Otros premiados destacados fueron J Balvin y Nicky Jam por ‘X’, Anuel Aa como Nuevo Artista del Año, Bad Bunny como Artista del Año en Redes Sociales, Cardi B como Artista Crossover del Año, Romeo Santos como Artista Tropical del Año o Natti Natasha como Artista Femenina de Canciones Hot Latin. Rosalía, única española nominada este año, optaba a dos premios: Artista de Álbum Femenina del Año y Álbum del Año de Pop Latino. El primero le fue negado en favor de Shakira, que lanzó ‘El Dorado’; el segundo le fue arrebatado por la boy-band CNCO y su disco ‘CNCO.

Lo que sí se llevó Rosalía fueron aplausos y amistades. Los primeros le llegaron por su actuación junto a J Balvin, cantando ‘Con altura’ en un medley del colombiano. En la gala ofrecida en directo por Telemundo también se pudo ver la actuación de Ozuna, con la nueva versión de ‘Baila Baila Baila’ que runió al gran ganador de la noche Daddy Yankee, J Balvin y Anuel Aa sobre el escenario. Este último también actuó junto a su pareja, KArol G, interpretando en directo el hit ‘El secreto’. Bad Bunny interpretó ‘Tenemos que hablar’, terminando su actuación volando sobre una moto de agua. El momento más emotivo de la noche llegó cuando Juan Luis Guerra recibió el premio honorífico a toda su carrera –pese a que ‘Kitipun‘ demuestra que está en plena forma–, recibiendo un homenaje musical de Fonseca, Pedro Capó y Kany García. Precisamente, otra de las cosas que se llevará Rosalía de estos premios es haber conocido a Guerra, con el que se fotografió en el backstage, según Billboard. Tras los vídeos de las actuaciones, podréis encontrar el palmarés completo (omitiendo, eso sí, los numerosos premios otorgados a compañías discográficas).

PALMARÉS COMPLETO

Artist of the Year
Bad Bunny
J Balvin
Daddy Yankee
Ozuna *WINNER

Artist of the Year, New
Anuel AA *WINNER
Karol G
Natti Natasha
Raymix

Tour of the Year
Jennifer Lopez
Luis Miguel *WINNER
Romeo Santos
Shakira

Social Artist of the Year
Anitta
Anuel A
Bad Bunny *WINNER
Lali

Crossover Artist of the Year
Cardi B *WINNER
Demi Lovato
DJ Snake
Drake

Hot Latin Song of the Year
Casper Mágico, Nio García, Darell, Nicky Jam, Ozuna & Bad Bunny, «Te Boté» *WINNER
Daddy Yankee, «Dura»
DJ Snake featuring Selena Gomez, Ozuna & Cardi B, «Taki Taki»
Nicky Jam x J Balvin, «X»

Hot Latin Song of the Year, Vocal Event
Bad Bunny featuring Drake, «MIA»
Casper Mágico, Nio García, Darell, Nicky Jam, Ozuna & Bad Bunny, «Te Boté» *WINNER
DJ Snake featuring Selena Gomez, Ozuna & Cardi B, «Taki Taki»
Nicky Jam x J Balvin, «X»

Hot Latin Songs Artist of the Year, Male
Bad Bunny
J Balvin
Daddy Yankee
Ozuna *WINNER

Hot Latin Songs Artist of the Year, Female
Becky G
Karol G
Jennifer Lopez
Natti Natasha *WINNER

Hot Latin Songs Artist of the Year, Duo or Group
Calibre 50
Banda Sinaloense MS de Sergio de Lizárraga *WINNER
T3r Elemento
Zion & Lennox

Airplay Song of the Year
Nicky Jam x J Balvin, «X» *WINNER
Casper Mágico, Nio García, Darell, Nicky Jam, Ozuna & Bad Bunny, «Te Boté»
Reik featuring Ozuna & Wisin, «Me Niego»
Daddy Yankee, «Dura»

Digital Song of the Year
Nicky Jam x J Balvin, «X»
Casper Mágico, Nio García, Darell, Nicky Jam, Ozuna & Bad Bunny, «Te Boté»
DJ Snake featuring Selena Gomez, Ozuna & Cardi B, «Taki Taki»
Daddy Yankee, «Dura» *WINNER

Streaming Song of the Year
Nicky Jam x J Balvin, «X»
Casper Mágico, Nio García, Darell, Nicky Jam, Ozuna & Bad Bunny, «Te Boté» *WINNER
Ozuna & Romeo Santos, «El Farsante»
Daddy Yankee, «Dura»

Top Latin Album of the Year
Anuel AA, Real Hasta La Muerte
J Balvin, Vibras
Ozuna, Aura
Ozuna, Odisea *WINNER

Top Latin Albums Artist of the Year, Male
J Balvin
Maluma
Ozuna *WINNER
Romeo Santos

Top Latin Albums Artist of the Year, Female
Karol G
Mon Laferte
Rosalía
Shakira *WINNER

Top Latin Albums Artist of the Year, Duo or Group
Aventura
Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho
Banda Sinaloense MS de Sergio de Lizárraga *WINNER
T3r Elemento

Latin Pop Artist of the Year, Solo
Enrique Iglesias
Marco Antonio Solis
Sebastian Yatra
Shakira *WINNER

Latin Pop Artist of the Year, Duo or Group
CNCO *WINNER
Maná
Piso 21
Reik

Latin Pop Song of the Year
Enrique Iglesias featuring Bad Bunny, «El Baño»
Luis Fonsi & Demi Lovato, «Echáme La Culpa»
Reik featuring Ozuna & Wisin, «Me Niego» *WINNER
Shakira & Maluma, «Clandestino»

Latin Pop Airplay Imprint of the Year
La Industria
Sony Music Latin *WINNER
Universal Music Latino
Warner Latina

Latin Pop Album of the Year
CNCO, CNCO *WINNER
Piso 21, Ubuntu
Rosalía, El Mal Querer
Sebastián Yatra, Mantra

Tropical Artist of the Year, Solo
Carlos Vives
Marc Anthony
Prince Royce
Romeo Santos *WINNER

Tropical Artist of the Year, Duo or Group
Aventura *WINNER
Buena Vista Social Club
Gente de Zona
La Sonora Dinamita

Tropical Song of the Year
Carlos Vives, «Hoy Tengo Tiempo (Pinta Sensual)»
Romeo Santos, «Centavito»
Romeo Santos featuring Ozuna, «Sobredosis» *WINNER
Silvestre Dangond X Nicky Jam, «Cásate Conmigo»

Tropical Album of the Year
Gilberto Santa Rosa, Victor García & La Sonora Sanjuanera, En Buena Compañía
La Sonora Dinamita, Súper Éxitos Vol. 1
Orquesta Akokan, Orquesta Akokan Canta: José «Pepito» Gomez
Victor Manuelle, 25/7 *WINNER

Regional Mexican Artist of the Year, Solo
El Fantasma
Gerardo Ortiz
Christian Nodal *WINNER
Raymix

Regional Mexican Artist of the Year, Duo or Group
Calibre 50
Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho
Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga *WINNER
T3r Elemento

Regional Mexican Song of the Year
Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, «Mejor Me Alejo»
Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, «Tu Postura»
La Adictiva Banda San José de Mesillas, «En Peligro de Extinción»
Raymix, «Oye Mujer» *WINNER

Regional Mexican Albums of the Year
Arsenal Efectivo, En La Fuga
Legado 7, Pura Lumbre
Lenin Ramirez, Bendecido *WINNER
Raymix, Oye Mujer

Latin Rhythm Artist of the Year, Solo
Bad Bunny
J Balvin
Maluma
Ozuna *WINNER

Latin Rhythm Artist of the Year, Duo or Group
CNCO *WINNER
Piso 21
Wisin & Yandel
Zion & Lennox

Latin Rhythm Song of the Year
Casper Mágico, Nio García, Darell, Nicky Jam, Ozuna & Bad Bunny, «Te Boté»
Nicky Jam & J Balvin «X» *WINNER
Reik, featuring Ozuna & Wisin, «Me Niego»
Daddy Yankee «Dura»

Latin Rhythm Album of the Year
Anuel AA, Real Hasta La Muerte
J Balvin, Vibras
Ozuna, Aura
Ozuna, Odisea *WINNER

Songwriter of the Year
Daddy Yankee
J Balvin
Ozuna
Juan G. Rivera Vazquez ‘Gaby Music’ *WINNER

Producer of the Year
Chris Jeday *WINNER
Andres Torres/ Mauricio Rengifo
DJ Snake
Jose Martin Velazquez

Kehlani / While We Wait

4

Con solo catorce años, Kehlani formaba parte de PopLyfe, una girlband de cierto éxito, y a priori podría decirse que era feliz pudiéndose dedicar desde tan joven a lo que más le gustaba. Pero está claro que muy feliz no era teniendo en cuenta que poco después dejaría el grupo, a sabiendas de que no podía sacar música propia por temor a ser demandada, y de que esto también la dejaría vagabundeando de sofá de amigo en sofá de amigo, al no tener casa propia. Y es que la artista había sido criada por su tía, después de que sus padres, ambos drogadictos, acabaran bastante mal (ella en prisión, él muerto): “he sentido más dolor de lo que muchos sentirán en su vida, y lo he sentido antes de tener la edad para poder comprar una puta bebida en un bar”, decía al respecto en la intro de ‘You Should Be Here’. La vida no ha sido fácil para ella, pero ciertamente se ha suavizado un poquito en los últimos años: en 2014 sacó ‘Cloud 19’, su primera mitxtape, en 2017 su debut largo ‘SweetSexySavage’, entre medias ha colaborado con Cardi B, Charlie Puth, Eminem, Hayley Kiyoko o Zayn, y hace un par de meses sacó su tercera mixtape, este ‘While We Wait’ que hacía referencia a su propio embarazo, recordando al best-seller ‘Qué esperar cuando estás esperando’. Siempre ha dicho que Lauryn Hill, Erykah Badu y Jill Scott, sus principales influencias, le ayudaron a llegar donde está ahora y a superar las diversas complicaciones que ha tenido, empoderándola además respecto a su orientación sexual: Kehlani se define como queer, y sus letras las dedica indistintamente a chicos y chicas.

Esto último está presente de forma transversal en sus temas si observamos sus textos, incluido el del estupendo lead-single, ‘Nights Like This‘: “thought you was mine, but you decided to be with him though (…) just gon’ tell me more lies, girl”. En general, la mixtape aborda la incomunicación y la desigualdad en las relaciones, tanto al inicio de éstas, como en sus crisis y arreglos, como cuando ya han finalizado. Así, para ‘Love Language’ decidió escribir sobre la historia real del productor del tema, SuperDuperBrick, y sus problemas para entenderse con su novia; y en la preciosa ‘Footsteps‘ Kehlani lamenta todo lo que no se pudo hacer para salvar una relación, siendo respondida por Musiq Soulchild, quien le acompaña formando un dueto del que la californiana está especialmente orgullosa. El formato de charlas/diálogos en sus dúos para reflejar ambos puntos de vista de la pareja se repite en varias canciones, y está especialmente conseguido aquí y en ‘RPG‘, esta última con un recomendable videoclip basado en ‘The OA‘. La natural de Oakland habla aquí con 6LACK sobre sobre ese momento en que probablemente nos hayamos visto donde no sabemos si hacen algo porque hemos dicho que lo echábamos en falta o porque de verdad le ha salido natural a la persona en cuestión: “you told me I’m beautiful cause I told you you don’t tell me enough” dice ella. “I think love is shown, you think love is spoken”, responde él mientras le revela sus propios demonios, que le impiden abrirse.

También sobre relaciones que intentan ser más sanas trata la decidida ‘Morning Glory‘, donde conviven frases como “this ain’t BK, you can’t have it your way” con “I’m a fountain of youth, raised on Arie and Badu” o “I know I’m fine, don’t need confirmation from a man who uses 2-1 and thinks he’s a sensation”. En ese sentido, con un aspecto más delicado, tenemos ‘Butterfly‘, que aborda el proceso de abrirse a tu pareja y la masculinidad tóxica (“It’ll make you no less of a man / to break your walls and simply grab my hand”) y que podría ser perfectamente una canción reciente de Ariana Grande. Y es que la producción de la mixtape, aunque repleta de R&B con clase, apuesta claramente por el pop, por los ganchos y las melodías. Para ello se ha rodeado de gente que ha trabajado en “ambos mundos” como Jahaan Sweet (responsable del ‘Summer Bummer’ de Lana del Rey), Boi-1da (Rihanna, Kendrick Lamar, Drake), Danny Boy Styles (Beyoncé, The Weeknd, Banks), Hit-Boy (Travis Scott, Nicki Minaj, Kanye), M-Phazes (Madonna, Demi Lovato, Zara Larsson), The Rascals (la propia Ariana), Sir Nolan (Poppy, Selena Gomez, Rita Ora) o Young Fyre (Britney, Lil Wayne, Bad Bunny). Aunque hay cortes más flojillos, como ‘Too Deep’ o el single ‘Nunya‘, ‘While we wait’ es mucho más que una mixtape “para amenizar la espera”; de hecho, es probablemente el mejor trabajo de Kehlani hasta el momento, y prueba que la artista sigue afilando sus habilidades y su estilo.

Calficación: 7,5/10
Lo mejor: ‘Nights like this’, ‘RPG’, ‘Footsteps’, ‘Morning Glory’, ‘Butterfly’
Te gustará si te gusta: Jorja Smith, SZA, Ariana Grande, Solange, Drake, Tinashe
Escúchalo: Spotify

La Canción del Día: ‘Blast Off’ es el nuevo himno robótico de Pharrell, ahora con Gesaffelstein

12

Hay sorpasso en el mundo de Gesaffelstein: pese a su polémica letra, ‘Lost in the Fire’ junto a The Weeknd ya es su canción más popular en Spotify con 97 millones de reproducciones superando… a las otras colaboraciones que sacó en el mini LP de The Weeknd del año pasado. Pero ojo porque hay más material rescatable en el muy entretenido y disfrutable disco actual del productor, a medio camino entre John Carpenter y Daft Punk. A estos últimos se parecía mucho el explosivo tema ‘Blast Off’ (y no solo por la presencia de Pharrell Williams), y ahora aún más con el videoclip que os presentábamos hace unos días.

Dirigido por el célebre creador de vídeos musicales Warren Fu, que ha trabajado con media industria musical, el videoclip cuenta con un componente robótico y futurista que puede que no sea la obra más revolucionaria del mercado ni de su director (como tampoco es la canción), pero le sienta como un guante dada la inspiración electro de la producción.

‘Blast Off’, además, es una canción angustiosa que parte de algo parecido a un deseo de suicidio (“atraviesas tu corazón y esperas morirte / ¿estás seguro/a de que quieres pagar ese precio?”) en contraposición con el glorioso estribillo que abre el paso “a la fe”. Y ahí es cuando la voz de Williams vuela mientras repite “higher, higher”, dando sentido a un tema que se llama precisamente «despegar». “Este debe ser el destino (alto en el cielo)”, indica jugando con un doble sentido: el de purificarnos e ir «al cielo» o el de desaparecer para siempre.

¿Lo nuevo de Taylor Swift es ‘ME!’… o ‘MEH!’?

121

Parte de la redacción evalúa ‘ME!‘, el nuevo single de Taylor Swift junto a Brendon Urie, frontman de Panic! At The Disco, que anticipa su próximo álbum.

«Hay una cosa que se puede decir de Taylor Swift: en sus discos siempre (o al menos desde ‘Red’) ha guardado joyas que no eran su carta de presentación, o incluso que se quedaban sin ser single (‘Treacherous’ o ‘State of Grace’, ‘Welcome to New York’ o ‘All You Had To Do Was Stay’ y, ESPECIALMENTE, ‘Getaway Car’, uno de sus mejores temas like, ever). Pero, aun así, todos los lead-singles eran auténticos temazos: ‘We Are Never Ever Getting Back Together’ y ‘Shake It Off’ las tararearon hasta sus mayores haters, y lo que rodeó a ‘Look What You Made Me Do’ fue casi un acontecimiento pop. No es el caso con este ‘ME!’, que se convierte probablemente en su peor primer single. No termino de ver la necesidad de meter a Brendon Urie (o a cualquiera) aquí, la letra deja bastante que desear (marcarse un «spelling is fun» es arriesgado: puede quedar cuco, pero no es el caso) y el punto infantil y colorido llega a parecer impostado (quién hubiese dicho esto de ella hace unos años). Claro que no todo lo que haga Taylor ahora tiene que ser oscuro, y de hecho ‘1989’ me parece un discazo bastante superior a ‘reputation’, pero esto ha sido como volver a la época de ‘Love Story’. Y, ojo, 100% con ‘Love Story’, que es monísima, pero un movimiento así a estas alturas de su carrera hace que ‘ME!’ no nos parezca «mona»… sino básica. A su favor, el estupendo videoclip, el pegadizo estribillo que se asegurará de que esto lo pete, y, como de costumbre, sus ganchos, que a Taylor lo que es de Taylor». Pablo N. Tocino.

«Taylor Swift ha visto las orejas al lobo. Sí, ‘Look What You Made Me Do’ fue un hit pero también fue una «canción» que espantó a mucha gente y estuvo a punto de tirar toda la campaña de ‘reputation’ por la borda. Mientras su colega Ed Sheeran ha vendido 14 millones de copias de ‘Divide’, su máximo; ella pasaba de vender 11 millones de ‘1989’ a vender 4,5 de ‘reputation’, perdiendo al 60% de su público. ‘ME!’ es un claro intento de recuperar al público generalista, sin cosas raras, y en ese sentido no puede recordarme más a ‘CAN’T STOP THE FEELING!’ de Justin Timberlake. Una canción que se pega a la primera, la bailas hasta la saciedad, en unos días te aburre y en diciembre termina nombrada como peor canción del año para la revista Time por lo que tiene de ñoña. Dando más vueltas aún, un lustro después puede que reconozcamos a ambas como clásicos. Y ninguno de todos procesos es nada fácil de conseguir en un mar de 100 novedades semanales». Sebas E. Alonso.

«Lo de ‘Look What You Made Me Do’ fue divertido, sí, pero reconozco haber sentido gustito al ver la ñoñería exacerbada del vídeo de ‘ME!’ contrapuesta a esa teórica oscuridad perversa que desplegaba en ‘reputation’ (que no era tal). En toda la canción, y sobre todo en su vídeo, Swift despliega su mejor sentido del humor para decir: «me equivoqué, y aquí estoy de nuevo. ¡No pasa nada!» Efectivamente, si nos tomamos el pop como una diversión, una suerte de juego de egos (y de eso una canción titulada «¡yo!» dedicada a ensalzarse a sí misma va sobrada), ‘ME!’ es una jugada maestra (otra). Lo cual incluye, por innecesario que sea, la elección de Brendon Urie como partenaire artístico, considerando que Panic! At The Disco están comercialmente de dulce. A todo esto, y a excepción de esos «i-hi-hiii-u-hu-huuu»s que irritan un poco por su casi insultante sencillez, ‘ME!’ tiene una magnífica construcción melódica, especialmente en sus versos. Y, en una era en la que las radios han pasado a tener un papel secundario en el éxito de una canción en detrimento del streaming audiovisual, el clip de la canción es toda una orgía de color y humor (su letra es mucho más socarrona de lo que pueda parecer) que presumiblemente la acercará con todo merecimiento a los récords que ahora disputan las estrellas del K-pop. Cómo me alegro, «vieja Taylor», tía, de verte ahí». Raúl Guillén.

Panic! at the Disco dieron un pelotazo en 2018; Fall Out Boy, no, pero lo buscan ahora

11
Hits


Este mismo mes comentábamos que el éxito de ‘High Hopes’ al fin llegaba a España tras haber conquistado el mundo, y unos días después su líder Brendon Urie se encamina a un pelotazo aún mayor a nivel mundial en compañía de Taylor Swift. Ha estado rápida la autora de ‘reputation’ para darse cuenta de lo bien que podía funcionar comercialmente a su lado. Comenzando por el principio, Panic! at the Disco siempre han sido un grupo de éxito. Su debut ‘A Fever You Can’t Sweat Out’ fue triple platino en Estados Unidos tras haberse editado a finales de 2005. Desde entonces unos discos les han funcionado mejor (‘Death of a Bachelor’) que otros (‘Vices & Virtues’), pero nunca han terminado de decaer del todo. Pero lo que acaban de conseguir en 2018 es otra cosa, no al alcance de cualquier grupo de pop con más de una década de recorrido: un hit en la lista de singles, no en la de álbumes.

El disco ‘Pray for the Wicked’ publicado hace casi un año no es el más exitoso de su carrera, ¿pero a quién le importa cuando tienes un hit que te ha introducido a una nueva generación que no sabía ni quién eras? ‘High Hopes’ ha sido su primer número 4 en Estados Unidos, es su primer top 10 desde hacía más de una década (solo lo habían logrado con ‘I Write Sins Not Tragedies’), y después han conseguido transmitir cierto interés hacia otro sencillo nuevo llamado ‘Hey Look Ma, I Made It’.

Para su renacimiento ha tenido mucho que ver el espectacular vídeo de ‘High Hopes’, por supuesto, que les ha introducido o reintroducido en territorios tan difíciles para un grupo de pop de tíos americanos como el top 5 alemán, el top 15 francés o el top 20 en Italia. En España hemos sido un poco más “lentos” como es habitual, pero al menos ‘High Hopes’ ha llegado al puesto 89. El álbum está certificado como disco de oro en Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, sumando en torno a 1 millón de unidades a nivel global.

Flops


Fall Out Boy continúa siendo un grupo de éxito, pero no de tanto éxito. Su álbum de 2018, ‘Mania’, fue número 1 en Estados Unidos y número 2 en Reino Unido, pero ni remotamente su influjo ha llegado hasta el día de hoy. Mientras el álbum de Panic! At the Disco continúa en el top 50 del Billboard 200 y subiendo, 43 semanas después de su edición (y subía ya antes de que se conociera el dueto con Swift); el disco de Fall Out Boy desaparecía de toda la lista tan solo después de 8 semanas. Es el primer álbum de toda su discografía que se ha quedado sin certificación de oro o platino, que ni ha rozado ni por asomo, vendiendo tan solo 162.000 unidades en sus primeros 6 meses en Estados Unidos y poco más en el resto de lugares.

¿Quizá por esto justo vemos a Fall Out Boy esta semana en un single conjunto con nada menos que Martin Garrix y Macklemore? ¿Acaso están ellos también reclamando su pedazo del pastel con este nuevo tema de música disco futurista con rap llamado ‘Summer Days’?

Ester Peony es «Lorde en Juego de Tronos» en el tema rumano para Eurovisión 2019

1

Comienza ‘On a Sunday’, el tema de Rumanía para Eurovisión 2019, y parece que hay una buena composición por algún lado. La canción empieza con una «partida en domingo», mientras suena una guitarra en plan americana, y pronto se incorpora un ritmillo reposado y minimalista, un tanto Lorde, que hace pensar que Ester Peony puede ser una de las estrellas de este año.

Pero no. Como si buscara un efecto Kate Bush sin conseguirlo, su voz va subiendo poco a poco sin necesidad, provocando un resultado menos atractivo que kitsch, más cerca de la estética ‘Juego de Tronos’ o más bien ‘Xena’ que de otra cosa. A ello contribuye un vídeo totalmente demodé, de efectos especiales como de los años 90, en el que incluso aparecen y desaparecen cosas, espejos incluidos. Una pena, porque lo de «hey, hey, hey, amarte es un precio muy alto que hay que pagar», por muy sobado que esté, se recuerda con facilidad.

Rumanía suele pasar a la final de Eurovisión prácticamente siempre, pero por alguna razón, quizá por el proceso de selección, que fue mediante jurado en 6 de cada 7 partes (vaya manera de engañar a la gente), y con el rechazo frontal del televoto, las casas de apuestas las tiene en contra.

Calificación: 5/10
En los foros de Eurovisión se dice…: «Al menos no ganó la niña homófoba, favorita del publico. Pero tendría que haber ido este bop«. el_maguan.
En las casas de apuestas: en el 32º…

Amaia sacará su single, ‘El relámpago’, antes de Warm Up, aunque por los pelos

10

Amaia tiene que presentar las canciones de su próximo disco en el Warm Up murciano el próximo fin de semana. Los 25.000 asistentes podrán oír un avance antes aunque por los pelos, pues el mismo día 3 de mayo será el día en que se publicará su nuevo sencillo, que recibe el nombre de ‘El relámpago’.

Suponemos que lo conoceremos al mismo tiempo que su vídeo, pues el teaser subido a Instagram es un vídeo en el que Romero aparece acariciando un caballo. El audio revela que no está de vacaciones, sino recibiendo instrucciones de un componente de un equipo de producción.

La ganadora de Operación Triunfo de la edición 2017 debutaba oficialmente la pasada Navidad con un tema precioso de un minuto y medio llamado ‘Un nuevo lugar‘, bajo la producción de Refree. Entonces nos concedía una entrevista hablando en profundidad sobre este tema. Después, se han hecho 4 meses de silencio en los que se la ha visto trabajando en Argentina, de donde procede uno de sus grupos favoritos, Él Mató a Un Policía Motorizado; y actuando just for fun en el BIS Festival junto a Axolotes Mexicanos. De momento no hay más noticias sobre su álbum, del que quizá conozcamos algún detalle más el próximo viernes.

Actualización 27/4/2019: En la mañana del sábado 27 de abril Universal Music confirma la noticia dada por la propia Amaia en redes sociales subiendo un teaser (aunque sin audio) del vídeo de ‘El relámpago’, en el que vemos inflamarse unas flores.

The Twilight Sad anuncian gira por nuestro país y comparten su música favorita

0

The Twilight Sad anuncian hoy una gira que les traerá por nuestro país presentando el disco que han sacado este año y que reseñábamos recientemente, ‘It Won’t Be Like This All the Time‘, que contiene sencillos como ‘VTR’ o ‘Videograms’, y también cortes destacados como ‘[10 Good Reasons for Modern Drugs]’, que podría serlo en cualquier momento. Precisamente esta última es la canción que ha escogido Iggy Pop para pinchar en la BBC 6 hace tan solo unos días y la que incrustamos más abajo.

Podremos ver a la banda de James Graham y Andy MacFarlane el 29 de octubre en La Cripta de San Sebastián, el 30 de octubre en Cool Stage en Madrid, y el día 31 en La Nau de Barcelona. Las entradas ya se pueden adquirir a través de doctormusic.com y entradas.com. El precio es de 20 euros (gastos de distribución no incluidos).

Por otro lado, James ha actualizado recientemente una playlist con su música favorita en los últimos tiempos, y ahí encontramos nombres esperables como The Cure, New Order, School of Seven Bells o Savages pero también encontramos a Camera Obscura, Bronski Beat, The Walker Brothers, Christine and the Queens o Weyes Blood. Con esa playlist que parece se seguirá actualizando os dejamos.

La Canción del Día: Virginia Maestro desarma con la preciosa balada country ‘Miel, luna y piel’

5

La verdad es que, por más que supiéramos que Virginia Maestro hubiera grabado su nuevo disco ‘Del Sur’ en Nashville con experimentados músicos country, no podíamos imaginar la calidad y calidez que sería capaz de desprender hasta que hemos escuchado ‘Miel, luna y piel’. O sí, porque su progresión desde que ganara Operación Triunfo en 2008 y se hiciera llamar Labuat ha ido encaminada a ello. De hecho, lo mejor de su anterior álbum, ‘Blue Bird‘, ya eran las baladas, y su reciente EP ‘Roots’ mostraba una gran madurez en canciones como ‘Let Love Die‘.

Más allá de que retome la lengua española para cantar –un buen golpe de efecto que confiamos mantenga–, esta nueva canción de la artista de Linares tiene algo muy especial. Lo tiene desde su misma entrada, con ese impresionante Hammond gobernando hasta que irrumpe la voz de Virginia, cantando más bonito que nunca –le sienta maravillosamente ese eco–. Ella guía la canción, a la que se incorporan poco a poco percusiones, mandolina y bajo con una producción del reconocido Colin Linden que aporta calor, músculo y empaque a esta preciosa balada (casi un medio tiempo) con el que Maestro mira cara a cara a figuras contemporáneas del rock de raíces como Tift Merritt, Alela Diane o Jolie Holland.

Una canción que nos habla de abrazar nuestro deseo por encima del miedo: “representa muy bien lo que este álbum ha sido para mí; un amor verdadero que infunde temor, por el que saltas con valentía. La frase “vamos a hacernos de miel, luna y piel” es un SÍ cantado a pleno pulmón. En esta canción estoy susurrándole tiernamente al miedo que me bloquea para tratar de liberarme… ¿no es lo que hacemos todos?”, explica Virginia, que en el lyric-video de la canción no deja de sonreír y mirar a la cámara. Sencillamente perfecto.

Virginia Maestro actuará el próximo 10 de mayo en el festival Montgorock de Jávea (Valencia), antes de la presentación oficial de ‘Del Sur’ en Madrid, el 7 de junio (en sala pendiente de confirmar). Además, el 14 de junio actúa en Coves de Sant Josep –en La Vall D’Uixó, Castellón– y el 21 en Mallorca.

Vuelve el Bruce Springsteen más evocador e intimista en ‘Western Stars’

10

Tras su paso por Broadway, donde ha estado durante más de un año interpretando el musical biográfico ‘Springsteen on Broadway’ -que tuvo su correspondiente disco en directo y un especial de Netflix–, Bruce Springsteen anuncia un nuevo álbum de estudio. Se titula ‘Western Stars’ y se pone a la venta el 14 de junio. En su primer álbum de estudio desde ‘High Hopes‘, El Jefe se inspira «en los discos pop del sur de California de finales de los 60 y principios de los 70». «Este disco es un regreso a mis canciones basadas en personajes y con extraordinarios arreglos orquestales al estilo cinematográfico», dice Springsteen. «Es una joya de disco», según él.

Lo que quiere decir con eso es que regresa el Springsteen más evocador e intimista, el de ‘Nebraska’ o ‘The Ghost of Tom Joad’. Si bien la canción que avanza el álbum, ‘Hello Sunshine’, recuerda también, con esas orquestaciones retro que él mismo menciona, un poco de ‘Tunnel of Love’. Nada sorprendentemente, el lyric-video de la canción se ambienta en Cadillacs y carreteras desérticas, para enfocar los temas principales de ‘Western Stars’: aislamiento y comunidad, la permanencia del hogar y la esperanza. El disco ha sido producido por él con Ron Aniello y cuenta también con colaboraciones como las de su inseparable esposa, Patti Scialfa, o el multiinstrumentista y productor Jon Brion, entre otros.

Tracklist de ‘Western Stars’:
1. Hitch Hikin’
2. The Wayfarer
3. Tucson Train
4. Western Stars
5. Sleepy Joe’s Cafeì
6. Drive Fast (The Stuntman)
7. Chasin’ Wild Horses
8. Sundown
9. Somewhere North of Nashville 10. Stones
11. There Goes My Miracle
12. Hello Sunshine
13. Moonlight Motel

Mónica Naranjo pone música a ‘Salir del ropero’, un romance entre Rosa María Sardá y Verónica Forqué

26

Mónica Naranjo no para, y no es una forma de hablar. Desde que dejara de ser jurado de Operación Triunfo de forma un tanto extemporánea, no han cesado los anuncios de trabajo de la artista de Figueras: primero supimos que al fin su anunciado docu-reality sobre sexo –nada originalmente llamado ‘Mónica y el sexo‘, y que próximamente se estrenará en un canal de Mediaset–; luego anunció un disco y una gira con los que celebra sus 25 años en la música; más tarde fue confirmada como presentadora de ‘La isla de las tentaciones’, reality basado en el mismo formato que ‘Confianza ciega’; y ahora, presenta su primera canción nueva desde la publicación de ‘Lubna‘ (2016).

Se trata de ‘Tú, yo y el amor loco’, una canción compuesta por ella junto a Ana Milán –sí, la actriz– y su colaborador frecuente Pepe Herrero que Naranjo ha escrito ex-profeso para ‘Salir del ropero’, comedia romántica que supone la opera prima de Ángeles Reiné. Protagonizada por Ingrid García Jonsson, David Verdaguer, Rosa María Sardá y Verónica Forqué, el film cuenta un affair entre dos señoras de edad avanzada, interpretadas por las últimas. Sin duda la elección de Mónica es adecuada con la temática del film, icono como es para el movimiento LGTBI en España. «Sabía que ella tenía la sensibilidad y el talento para crear la canción y una gran voz para cantarla. La primera vez que la oí me enamoré al instante, me invadió la emoción y a la vez me sentí muy agradecida», explica Reiné. «Mónica ha recogido en la letra y la música la esencia de la historia que escribí. Gracias Mónica por esta bella canción. Gracias por amar mi historia tanto como yo».

En cuanto a la canción, es un almibarado baladón al piano, engalanado por arreglos de cuerda y un coro, bien dispuestos para su reconocible (e inevitable) lucimiento vocal. Quizá esta canción suene en los conciertos de la citada gira ‘Renaissance Tour 2019’, que se desarrollará desde el próximo mes de octubre. Toda la info sobre entradas, aquí.

No te pierdas: Lorena Álvarez apalea señores del indie granadino en el western feminista ‘Si tú eres mi hombre’

6

Por fin regresa Lorena Álvarez, tras 8 años de casi total ausencia, con excepción de alguna colaboración con Los Ganglios y su papel secundario –pero significativo– en el último disco de Soleá Morente. Hace un par de meses Primavera Labels, su nuevo hogar discográfico (aunque, ojo, con licencia para Universal Music), anunciaba la publicación de un nuevo trabajo sin su Banda Municipal, un ‘Colección de canciones sencillas’ que verá la luz el 10 de mayo y se define como “el proyecto más intimista de la artista hasta la fecha”.

Lo cierto es que, pese a esa definición, el primer adelanto del disco estrenado hoy nos trae la faceta más reconocible de la asturiana. ‘Si tú eres mi hombre’ –que sin duda juega con el título de aquella exitosa adaptación al español que Jennifer Rush hizo de su ‘The Power of Love’– es una tonada folk de inspiración tradicional, esta vez aderezada con unas palmas aflamencadas que, sin duda, son herencia de su etapa viviendo en Granada.

Precisamente allí, en el icónico Albaicín, está filmado su videoclip, una suerte de spaghetti western en el que Lorena pasea mientras numerosos hombres salen a su paso, buscando importunarla, sobarla, asediarla… El gran gracejo es que esos señores no son otros que la flor y nata del indie granadino, incluyendo a Jota de Los Planetas, Antonio Arias y Juan Codorniu de Lagartija Nick, Checopolaco o Alonso Díaz (Napoleón Solo), entre otros. Ella les responde con una violenta huida, librándose de todos ellos de manera vehemente y buscando refugio en un grupo de mujeres, en sintonía con la letra de la canción que, a su manera, es todo un canto de empoderamiento feminista muy sui géneris, con un lirismo que habla de abrazos que rompen brazos, besos que rompen dientes y flores que dan alergia, sarpullido y picores. «Si tú eres mi hombre, y yo soy tu mujer / más me vale echar a correr», concluye.

Bob Dylan: el maestro de la reinvención recupera su voz

9

«People are crazy and times are strange / I’m locked in tight, I’m out of range / I used to care, but things have changed»… sólo llevábamos un minuto de concierto frente a Bob Dylan y en sus letras ya parecía resonar la realidad que vivimos. No debería ser una sorpresa: es uno de los secretos del éxito de este músico ya patrimonio de la humanidad, y además ‘Things Have Changed’ lleva años siendo el tema inicial en los conciertos de su Never Ending Tour, que anoche en Pamplona inició una nueva serie de conciertos en nuestro país.

Y efectivamente, mirando atrás, las cosas sí han cambiado… especialmente en el show de Dylan. Y mucho. Esta es mi tercera vez, y mis recuerdos y notas sobre sus conciertos de 1995 y 2008 son nítidos: affaires cocinados a medias, resueltos con solvencia pero poca alma (los noventa) o directamente rozando el desastre (los dos mil), con divagaciones instrumentales, la temida voz que croa más que canta, y deconstrucciones de sus canciones que rozaban el troleo al respetable. Esta vez iba a ser diferente: imposible en el mundo actual permanecer ignorante ante el hecho de que las críticas del más reciente tramo de la gira estaban siendo muy positivas y hablaban de un show excelentemente trazado. Y efectivamente anoche, ante -calculo- dos tercios del aforo total del Navarra Arena (el nuevo auditorio y palacio de deportes de la ciudad, inaugurado hace pocos meses, con capacidad para más de 10.000 personas) Bob Dylan hizo un show precioso, musicalmente de mucha altura, y con momentos conmovedores.

¿Qué es lo que funciona que hace diez años no lo hacía? Pues básicamente todo: la presentación escenográfica, sin ir más lejos: un set de luces traseras con cinco gigantescas lámparas vintage rescatadas de unos estudios de Hollywood, que alumbran a la banda bañándola de misterio (sobre todo a él) mientras tocan imperturbables vestidos con trajes color crema a juego. El repertorio, que mantiene un equilibrio encomiable entre clásicos para todos los públicos, clásicos para fans de Dylan y canciones de su discografía reciente excelentemente tocadas. Los arreglos, que reinventan los temas sin dinamitarlos. Y -¡oh!- la voz. Una voz que parece haber renacido a la misma tesitura de la horquilla temporal “últimos 70 a mediados de los 90”, para total desconcierto y feliz sorpresa de sus seguidores: tan recientemente como en el disco ‘Triplicate’ (2017) las cuerdas vocales del genio de Duluth tenían el tono de ronquera crónica de los últimos años. Y de repente, esto. Mejor no romperse la cabeza preguntándose el porqué (Dylan es famoso por cambiar de voz a voluntad, aunque esta muda vocal tan cerca de los 80 sí que no se la esperaba nadie) y centrarse en disfrutar.

Porque para disfrutar hubo multitud de momentos. En la primera parte del concierto, mientras nos aclimatábamos a la estampa de Dylan plantado ante su piano, a veces de pie con las piernas en pose de uve invertida, a veces sentado (y siempre sin sombrero) y surgía las primeras briznas de la guitarra “pedal steel” de Donnie Herron, empezaban a desgranarse las pepitas de oro: un ‘It Ain’t Me Babe’ con nuevo arreglo y estribillos bellísimamente cantados, un ‘Highway 61’ reminiscente del original que empezaba a mostrar el toque justo y perfecto de Charlie Sexton a la guitarra eléctrica… combinados con temas más recientes como ‘Cry A While’ (Love and Theft, 2001), que la banda reconvirtió en un homenaje muy explícito al ‘Rumble’ de Link Wray (solo incluido) o ‘Pay In Blood’ (‘Tempest’, 2012), en la que Dylan mostraba los frutos de todos estos años tras el piano, con momentos instrumentales verdaderamente brillantes por su parte (poco que ver con su interpretación de 2008).

A las pocas canciones, dos incidentes. Uno, sentimental: cuando empezó a sonar ‘Simple Twist of Fate’ (de su disco más amargo y bello, ‘Blood on the Tracks’), mientras proyectaban unas bonitas rosas rojas en los enormes telones del fondo (otro toque de escenografía sutil y acertado) sentí que algo me abrumaba. A mitad de canción Dylan hizo el primer solo de armónica del concierto, que recibió una ovación. Ese solo y el bajo de Tony Garnier transportaban a la canción directamente a 1975, y para cuando estaba sonando la frase “I still believe she was my twin” las lágrimas caían por mi cara. Pero es indudable que uno se lleva de un concierto lo que trae a él, y no todo el mundo (quizá nadie) estaba llorando. De hecho, tras una notable versión de ‘When I Paint My Masterpiece’ y una un poco más cuestionable de ‘Trying To Get To Heaven’ un espectador que había proferido algunos gritos previamente protagonizó el segundo incidente: en el silencio entre dos canciones empezó a gritar “¡estafador! ¡Vaya vergüenza! ¡Pianista de mierda!” y varias cosas más de forma perfectamente audibles en todo el recinto, mientras abandonaba la grada. Estaba muy cerca de mí, y mientras se iniciaba la siguiente canción comenzaba una discusión entre él y parte del staff en la que dicho individuo (que describiría como “clásico rockero viejo de Pamplona”) seguía gritando a pleno pulmón. Cuando por fin me acerqué para pedirle que se fuera a gritar fuera del recinto se me acercó para gritarme con mucha rabia a un centímetro de mi cara: “¡Más molestas tú aplaudiendo! ¡Más ofendes tú con tu aplauso!”. Finalmente le convencieron para salir y mientras recuperaba mi sitio pensé que no dejaba de ser gracioso lo tarde que llegaba esa persona a la fiesta de “Dylan es Judas”… o quizá en realidad era fascinante presenciar -a un centímetro de mi cara y con extra de saliva- las pasiones que décadas después sigue desatando Dylan entre los seguidores que “venían a oír otra cosa”. Por un instante la distancia entre el Manchester Free Trade Hall en 1966 y el Navarra Arena en 2019 parecía pequeñísima.

El protagonista del incidente decidió irse justo antes de otro de los momentos más sublimes: ironías del destino, casi como si Dylan le hubiese entendido y hecho caso, acababa de abandonar su piano para interpretar una hermosísima versión de ‘Scarlett Town’ tan sólo a la voz. De pie rodeado de sus músicos (fabuloso Donnie Herron al banjo), recordando a su personaje de crooner -ese que ha explorado en sus últimos tres discos- y trayendo al auditorio embriagadoras fragancias del sur de los EE.UU. cantó como nunca. Se notaba que estaba disfrutando con el relato de la canción, y su voz lo mostraba con sutiles inflexiones. Los versos “If love is a sin, then beauty is a crime / All things are beautiful, in their time / The black and the white, the yellow and the brown / It’s all right there in front of you in Scarlet Town” sonaron especialmente mágicos. Y precisamente esas resonancias tradicionales americanas marcarían algunos de los mejores momentos de la segunda parte del concierto: desde la relectura de ‘Thunder On the Mountain’ a ritmo de rumba (en su acepción EE.UU. años 50) a ‘Soon After Midnight’ con sus elementos de balada country aún más acentuados por la interacción entre “pedal steel” y el piano brillante de Dylan, pasando por ‘Early Roman Kings’, cuyo ritmo quebrado y lleno de espacios provocaba en la voz una especie de “slap echo” rockabilly en la voz cuando chocaba con el fondo del auditorio. Otra de las virtudes de la noche fue, precisamente, que la banda fuese capaz de insuflar alma a las estructuras de blues rock como la de ‘Early Roman Kings’, cuando lo habitual es que suenen como a piezas tocadas con el piloto automático.

En el tramo final sonó una de las canciones más esperadas, ‘Like A Rolling Stone’, que cumplía felizmente su doble misión de estimular a su autor mediante un arreglo diferente sin defraudar al público. El cambio principal, una ralentización extrema del pre-estribillo, aun siendo otra de las idiosincráticas decisiones de Dylan, curiosamente funcionaba casi como truco de “stadium rock”, creando una tensión que hacía delirar al público cuando llegaba el estribillo, aunque a mí personalmente no me emocionó. Sí lo hizo ‘Lovesick’, esa maravilla que es prueba de que su autor escribió clásicos mucho después de los años 60 y 70, y que sonaba perfecta para la noche que ya se intuía ahí afuera. Y todavía más el tercer y último momento más especial de la noche: su version de ‘Don’t Think Twice It’s All Right’ sin batería, con el piano y el “pedal steel” entrelazados bellísimamente y el contrabajo tocado con arco. La ausencia de percusión funcionó como un imán y la voz se podía degustar maravillosamente, igual que el piano de Dylan: fue el momento en el que mejor se apreció y pudimos disfrutar de un solo abstracto y hermoso, un verdadero regalo.

Tras tocar ‘Gotta Serve Somebody’ de nuevo pasado por el filtro “rumba 50s” y con letras nuevas (“You might be on the highway / You might heading for the coast / Maybe you’re hallucinating, you think you’ve seen a ghost”), final y fundido a negro. Los bises fueron los esperados dos temas: el habitual ‘Blowing In The Wind’ con nuevo arreglo (recargado con un violín que personalmente me parece que lo hace sonar demasiado a los Chieftains) y un ‘It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry’ lleno de groove y elegancia. Como colofón, una despedida del protagonista de la noche que consistió en un muy sutil despliegue de lenguaje corporal de agradecimiento.

En muchos momentos del concierto había flotado en el aire el misterio extravagante de esta gira interminable, de por qué un músico que lo tiene todo y no necesita tocar -o al menos no con tan infatigable frecuencia- sigue enrolado en ella a dos años de cumplir los 80. Los momentos más mágicos de la noche parecían ofrecer una explicación. Esos destellos de belleza son sin duda adictivos para un creador como Dylan. Eso, y su conocida determinación de ser un músico errante y no una superestrella con otro tipo de shows. Cuando salí del Navarra Arena entre los primeros espectadores y giré la esquina para curiosear esos autobuses-hotel que esperaban junto al edificio, la banda se estaba montando ya, y pude ver a Dylan caminar durante un instante hasta el vehículo, esta vez tocado con un sombrero. Ni se habían quitado los trajes. Esa premura por lanzarse a la carretera parecía la confirmación definitiva de su alma de artista vagabundo. Cuando la masa de público llenó la calle nadie sospechaba que los artistas estaban ya ocultos en los autobuses, listos para viajar hasta la siguiente de las próximas siete fechas españolas de su gira. 7,8.

Taylor Swift vuelve al pop colorido con Brendon Urie de Panic! at the Disco en el musical vídeo de ‘Me!’

112

La cuenta atrás de la web de Taylor Swift acababa a las 6 de la mañana (la medianoche en Estados Unidos), mientras el mundo se preguntaba dónde llevaría, aparte de obviamente a una nueva canción o disco sorpresa: ¿sería un tema oscuro como su última etapa? ¿un tema pop tipo ‘1989’? ¿un regreso al country? Foto: Tas Right Management.

Finalmente Taylor Swift ha publicado un tema llamado ‘Me!’ junto a Brendon Urie, el conocido vocalista de Panic! at the Disco, que en los últimos meses han dado el pelotazo de su vida con el tema ‘High Hopes’. Y lo ha hecho estrenando vídeo a la vez, despistando. Porque lo primero que vemos es una serpiente, el símbolo del mal en la etapa anterior. Pero estas pronto derivan en mariposas: vuelve el pop colorido apto para toda la familia, en busca de la épica desde poco después del primer minuto, cuando llegamos al contagioso estribillo.

Con el vídeo co-dirigido entre la propia Taylor y Dan Meyers (‘no tears left to cry’ de Ariana Grande), la canción cuenta con unos llamativos «Me-e-e, ooh-ooh-ooh-ooh» en su coro acompañado de metales; mientras el vídeo tira por lo cinematográfico. La idea parte de una discusión -en francés- entre Brendon y Taylor que intenta resolverse a lo largo de los 4 minutos de vídeo, con guiños a musicales como ‘Mary Poppins’ y ‘Cantando bajo la lluvia’. Contagioso como un chicle y con el colorido de un ídem, parece que este tema de pop co-producido por Joel Little, responsable del primer disco de Lorde, tiene el éxito garantizado, como casi todo lo que ha tocado Taylor en su carrera.

¿Qué te ha parecido 'Me!' de Taylor Swift y Brendon Urie?

Ver resultados

Cargando ... Cargando ...

The Cranberries / In The End

17

Hace tiempo que Dolores O’Riordan había dejado de ser la celebridad que fue en torno a 1994, cuando podía vender 10 o 15 millones de copias por disco y el traje de novia de su boda se convirtió en la comidilla de los tabloides en la prensa británica. Ella misma quiso dar un paso a un lado mudándose a Toronto y abandonando el mundo de la música por temporadas, aunque al final le encantaba cantar y siempre volvía. En cualquier caso, las descarnadas entrevistas que concedió a su amigo Barry Egan en los últimos años no llegaron a los grandes titulares, y mira que algunas eran tan incómodas de leer que costaba terminárselas. El relato detallado de los abusos sexuales que sufrió o el modo en que hablaba sobre morir antes de los 50, como finalmente sucedió, están ahí; pero también hay una declaración de no hace tanto en la que indicaba que se sentía muy feliz.

Eso es ‘In The End’, el que será el último disco de Cranberries tras la muerte de Dolores, un álbum que recoge los sinsabores del divorcio de la artista, como parece el caso de la desgarrada ‘Lost’ («estoy perdida contigo / y perdida también sin ti / me pregunto cuándo debería rendirme / me pregunto cuándo debería dejarlo marchar»); y que sin duda deja un sabor agrio cuando termina con el tema titular, que dice: «¿no es extraño cuando te das cuenta de que todo lo que deseabas, no es lo que deseabas, al final?». La pregunta que deja sobre la mesa es clara: ¿merece la pena haberse dedicado a una industria musical que te termina de desequilibrar por completo, máxime si sufres un trastorno bipolar?

Y sin embargo, el álbum no es amargo en su conjunto, por mucho que las canciones se llamen cosas como «todo se ha acabado ya» o «despiértame cuando todo se haya acabado». Como en otros puntos de su carrera, la música es un antídoto para la depresión y ahí está ‘A Place I Know’. La letra dice que «se ha roto la cadena / la violencia ha hablado (pero) no aceptaré más insultos / ni aceptaré más tormento». En contraste, la voz de Dolores y la ambientación del tema no pueden transmitir más aceptación y paz. Es una de sus canciones folkies, sencillas y a la vez totalmente confortables e imprescindibles. Como ‘What’s On My Mind’, ‘Dreaming My Dreams’ o incluso ‘Pretty Eyes’. Dolores bromeó una vez sobre hacer una carrera paralela inspirada en las canciones folk que escribía o versionaba de pequeña, como ‘Scarborough Fair’ de Simon & Garfunkel. Qué pena que no lo hiciera.

También afrontan la adversidad con optimismo canciones como ‘The Pressure’, en la que el agobio se combate con amor («cuando te veo, todas mis penas se disipan»); o la estupenda ‘Got It’, cuya letra puede ser un drama («¿Dónde viviremos? ¿Cuándo moriremos? La gente debería decidir en sociedad»), pero cuyo estribillo está cantado con humor y sentido autocrítico. «Pensé que lo había entendido, y luego me perdí por completo / Me olvidé, me olvidé / Pensé que lo sabía todo». Y no. Este tema o el muy buen single ‘All Over Now’ demuestran que Cranberries estaban decidiéndose a hacer un disco pop, más The Smiths y The Cure, más uptempo que ‘Roses’ (2012), no muy rockero. Nada de otro ‘Zombie’, y menos de otro ‘New New York’. Están ‘Wake Me When It’s Over’ y ‘Catch Me’, con la vena metalera que asomaba a veces por su carrera (a Dolores le encantaban Metallica y Evanescence) pero contenida, perfectamente integrada, con las cuerdas justas, como en ‘Show Me the Way’, solo que esta canción es mejor.

Hecho a partir de demos muy avanzadas (el guitarrista Noel Hogan nos contaba que las menos avanzadas nunca saldrán de su disco duro), ‘In the End’ puede dejar cierta sensación de inacabado, pues por ejemplo el tema titular no está a la altura de lo que promete al principio. El propio grupo reconoce que ha tenido que reestructurar alguna canción como ‘Illusion’, que parece hablar sobre la carrera de la banda. Pero eso es algo que también pasaba en algunas estructuras raras de ‘Roses’, donde por cierto Dolores había olvidado que había incluido el tema ‘So Good’, que quiso traer a este álbum otra vez, como ha contado la banda. Pese a los despistes, escuchar su voz sabiendo que está en modo maqueta deja constancia de su buen estado al menos en ese sentido y sus tomas en general son más profesionales que las finales de otros artistas.

Noel Hogan, Mike Hogan y Fergal Lawler dan con esto el grupo por acabado y aseguran que algunas canciones de este álbum prefieren no volver a escucharlas -se han negado a decir cuáles-, pero nosotros sí lo haremos. La mano derecha de la banda Stephen Street ha mimado con detalle las grabaciones sin demasiados añadidos que no hubieran contado con el beneplácito de Dolores (¿hay un segundo de flauta en ‘All Over Now’?) y se ha obrado un milagro: que este disco nos dé más ganas de vivir que de abrirnos las venas. No hay más que ver la portada con algunos de los descendientes del grupo. ¿Y desde cuándo es fácil hacer canciones felices como ‘Summer Song’?

Calificación: 7,2/10
Lo mejor: ‘All Over Now’, ‘Got It’, ‘Summer Song’, ‘A Place I Know’
Te gustará si te gustan: The Smiths, The Cure, ellos mismos
Escúchalo: Spotify

Lola Indigo podría apuntarse otro hit con ‘Maldición’, junto a Lalo Ebratt

31

Lola Indigo estrena hoy ‘Maldición”, el que es su tercer single oficial (‘El humo’ y ‘Fuerte’ no lo han sido aparentemente, y ‘Borracha’ mucho menos). Estamos ante el último adelanto del que será su primer álbum, ‘Akelarre’, que la cantante anunció para esta misma primavera, por lo que ha de estar al caer. La canción, en la línea estilística de lo que hemos venido conociendo, especialmente en ‘Mujer bruja’, está producida por Yera y Nabález y masterizada por Santiago Deluchi. Es además una colaboración con el colombiano Lalo Ebratt (Trapical Minds).

Su vídeo por un lado hace uso de lo tribal y del empoderamiento femenino, y por otro representa por supuesto el encuentro entre Lola Indigo y Lalo Ebratt, que ha alcanzado un enorme éxito en su país, pero también en México, Chile o incluso en España con temas como ‘Mocca’ (por el que se ha pasado a colaborar J Balvin) o los también colaborativos ‘Déjate querer’ y ‘Baby Girl’.

En cuanto a Lola Indigo, parece estar disfrutando tanto de su momento como de su admiración hacia Lady Gaga. No olvidamos que la conocimos versionando a la artista, y no precisamente uno de sus mayores éxitos sino ‘A-Yo’, y aquí no es por tanto difícil encontrar referencias estéticas a las presentaciones en vivo de ‘Born This Way’ o ‘ARTPOP’.

Escucha ‘Me traicionaste’ de Rosalía para ‘Juego de Tronos’ y el resto de la B.S.O.

16

Cuando vamos por el segundo capítulo de la que va a ser la última temporada de ‘Juego de Tronos’ y justo estábamos celebrando la calidad del tema entonado por Florence + the Machine, llega el momento de que se edite la banda sonora al completo anunciada para hoy viernes 26 de abril. Disco que por cierto no trae el tema de Florence.

‘For the Throne (Music Inspired by the HBO Series Game of Thrones)’ incluye temas de Rosalía junto a A.CHAL (quien ya había colaborado con C. Tangana), The National, The Weeknd junto a SZA y Travis Scott, Mumford and Sons, Ellie Goulding, Maren Morris, A$AP Rocky o Matt Mellamy de Muse. El tema de Rosalía está en castellano, se llama ‘Me traicionaste’, está co-producido por El Guincho y tiene su sello personal, aquí parece que con menos aspiraciones comerciales. Como los demás, ya está disponible bajo estas líneas.

1. «Kingdom Of One» – Maren Morris
2. «Power Is Power» – SZA, The Weeknd & Travis Scott
3. «Nightshade» – The Lumineers
4. «Hollow Crown» – Ellie Goulding
5. «Baptize Me» – X Ambassadors feat. Jacob Banks
6. «Too Many Gods» – A$AP Rocky & Joey Bada$$
7. «Turn On Me» – The National
8. «From The Grave» – James Arthur
9. «Me Traicionaste» – ROSALÍA feat. A.CHAL
10. «When I Lie (Remix)» – Lil Peep feat. Ty Dolla $ign
11. «Love Can Kill» – Lennon Stella
12. «Wolf At Your Door» – Chloe x Halle
13. «Devil In Your Eye» – Mumford & Sons
14. «Pray (High Valyrian)» – Matt Bellamy

Joe Crepúsculo sumerge a Raphael en un subidón bakala con su remix de ‘Mi gran noche’

10

No puede negarse que Raphael, además de una grandísima voz, tiene una mente privilegiada para saber cómo mantenerse en primera fila de la música. Aún basándose en buena medida en su repertorio más clásico y reconocible, también ha ejercido de cabeza de cartel en un festival de corte indie como Sonorama y tratado de sazonar su cancionero invitando a componer para él a autores jóvenes como Iván Ferreiro, Vega, Vanesa Martín, Dani Martín, Mikel Izal. Así lo hizo en su penúltimo disco de estudio, ‘Infinitos bailes‘.

Últimamente ha vuelto a recurrir a sus canciones más celebradas en el disco ‘RESinphónico‘, que no es exactamente un disco con versiones orquestales sin más, sino que contiene también arreglos de música electrónica que las hacen bastante bailables en algunos casos. Un trabajo que ha desempeñado el reputado tándem que forman Steve Dzialowski y el joven compositor español Lucas Vidal, co-autores de bandas sonoras tan conocidas como las de ‘Mientras duermes’, ‘La fría luz del día’ o ‘Palmeras en la nieve’.

Pero, por si este sorprendentemente giro estilístico no fuera bastante, Raphael revelaba (mirando una chuleta para no olvidarse del nombre de su nuevo Manuel Alejandro –LOL–) durante una entrevista en La 1 de TVE que hoy viernes 26 de abril lanzaría una nueva versión del ‘Mi gran noche’ que ya se incluye en ‘RESinphónico’ con arreglos y producción de Joe Crepúsculo. Su remix de es un verdadero subidón de tecno «bakala» que tanto gusta al Crepus en el que, la verdad, Raphael suena más que suelto, dejando claro que cuando dice que se manejaría estupendamente con el reggaeton no lo dice por decir.

Por su parte, Joe Crepúsculo, tras publicar el sumario ’10’ hace tan sólo unas semanas publicaba la explícita ‘Vete a la mierda‘ y el aspirante a anti-himno nacional ‘España‘, podría ver así multiplicada su popularidad ante un nuevo público. ¿Hasta qué punto se habrá atrevido a meterle mano y hacer suyo este clásico? Saldremos de dudas en unas horillas.

The Black Keys proponen ‘Let’s Rock’ en el título de su nuevo disco y eso es lo que hacen en su nuevo single

4

El esperadísimo disco de los exitosos The Black Keys al fin tiene fecha de edición. Llegará al mercado el próximo 28 de junio e incluirá por supuesto el tema que se daba a conocer hace unas semanas, ‘Lo/Hi’, y otro que dan a conocer hoy que presenta sus posibilidades, sin ser tampoco ‘Lonely Boy’ ni pretenderlo.

Empezando por el principio, el álbum recibe el nombre de ‘Let’s Rock’, es un disco en el que han querido «homenajear a la guitarra eléctrica» abiertamente, y reducir las cosas a lo más sencillo. Y eso es lo que han hecho en el tema que se acaba de dar a conocer, de 2 minutos y medio de duración y recibiendo el nombre de ‘Eagle Birds’. Un tema clásico de rock, incluso en el uso que hacen de esas «águilas» («See twin eagle birds up / In the tree / One for you and there’s / One for me»), y en el que brilla el estribillo «Don’t nobody wanna be lonely / Everybody oughta be loved sometime / So love me right».

Os dejamos con la secuencia del álbum detallada en Instagram.
1. Shine A Little Light
2. Eagle Birds
3. Lo/Hi
4. Walk Across The Water
5. Tell Me Lies
6. Every Little Thing
7. Get Yourself Together
8. Sit Around And Miss You
9. Go
10. Breaking Down
11. Under The Gun
12. Fire Walk With Me

Tras el pelotazo de ‘Here With Me’, Chvrches condenan que Marshmello haya trabajado con Chris Brown y Tyga

10

Chvrches han colaborado recientemente con Marshmello, conocido por ‘Happier’ entre otros pelotazos de EDM, en una canción llamada ‘Here With Me’ que está sonando bastante. Rozando los 100 millones de streamings, está a punto de superar en popularidad a su clásico propio ‘The Mother We Share’. Está en el top 20 del global de Spotify lo cual significa que puede ser el mayor éxito de su carrera.

El asunto ha debido de agobiar al grupo, conocido por sus ideas feministas y de respeto hacia la mujer como artista a través de ensayos de la propia Lauren Mayberry, cuando han descubierto que hoy salía un tema de Marshmello con otras personas, Tyga y nada menos que Chris Brown. La canción recibe el nombre de ‘Light It Up’ y Chvrches no han dejado de mostrar su opinión.

Sin tan siquiera opinar sobre el vídeo que acaban de estrenar para la canción, en el que decenas y decenas de mujeres adoran a los hombres protagonistas, han escrito en Instagram: “Estamos realmente decepcionados, confundidos y tristes por la elección de Marshmello de trabajar con Tyga y Chris Brown. Nos gusta Mello y le respetamos como persona, pero trabajar con personas que son depredadores y abusadores excusa y en definitiva anima tácitamente ese comportamiento. Esto no es algo que nosotros podamos apoyar”. Os recordamos que Chvrches actúan en Madrid como parte del cartel de Paraíso Festival.