A finales del pasado año se anunció que en 2019 se realizaría una gira con holograma de Amy Winehouse, noticia que recibimos con enorme recelo. Sin embargo, los planes se han detenido por el momento debido a «ciertas dificultades y sensibilidad adicional» según un comunicado que la organización ha emitido a través de Twitter y que han completado en Billboard.
Dice ese texto: «A veces, al desarrollar un espectáculo teatral de holograma o realidad aumentada tan ambicioso como este, nos encontramos con algunas dificultades y sensibilidades únicas que nos hacen dar un paso atrás. Desarrollar nuestras producciones es un cruce entre un espectáculo de Broadway y un concierto que requiere ingeniería creativa y ese tipo de creatividad no necesariamente sigue un calendario específico. Y esto es lo que ha pasado con Amy Winehouse. Prometimos celebrar su vida de la manera más respetuosa posible, como hicimos con Roy Orbison y Maria Callas, y para asegurarnos de que vamos a mantener esa promesa, dejaremos su desarrollo en espera mientras diseñamos creativamente una producción espectacular ajustada a su notable carrera».
El viernes pasado Amy Winehouse era noticia por aparecer tarareando en un nuevo tema de su productor Salaam Remi sobre el que rapeaba Nas. ‘Find My Love’ ya se ha situado como el segundo corte más escuchado ahora mismo del productor de ‘Frank’ en Spotify.
Andy Anderson, uno de los bateristas que han pasado por The Cure, ha informado de que sufre un cáncer terminal a sus 68 años. A través de un mensaje de Facebook ha comunicado: «tengo cáncer terminal en etapa 4 y no hay forma de revertirlo. Está cubriendo totalmente el interior de mi cuerpo y estoy totalmente bien y consciente de mi situación».
Anderson ha explicado que va a discutir la posibilidad de someterse a quimioterapia y a radioterapia, pero que no quiere someterse a una reanimación que podría implicar «costillas rotas y daño cerebral». «De ninguna manera quiero que me vean como un vegetal», ha indicado pidiendo a la gente que sea positiva en su muro, pues esta es simplemente otra «experiencia de la vida».
Andy Anderson fue realmente uno de los baterías menos longevos de The Cure, pues solo permaneció en la banda entre 1983 y 1984. Sin embargo, sus seguidores le recordarán por su participación en discos como ‘Japanese Whispers’ o directos como ‘Concert’ y ‘Live in Japan’. Por lo tanto, tocó en temas como ‘The Lovecats’. También ha sido músico para otros artistas como Iggy Pop. Os recordamos que The Cure están este año de gira. Visitarán festivales como Mad Cool.
La penúltima semana de febrero termina sin grandes lanzamientos, aunque se salva con los nuevos discos que ven la luz de Kehlani, Sleaford Mods, Telekinesis, Lily & Madeleine, Martin Frawley de Twerps, Estrella Morente y Julia Jacklin, esta última una de las nuevas confirmaciones en el cartel ya cerrado de Vida Festival. Diplo y Uffie sacan EP.
Y este viernes conocemos más canciones nuevas, algunas de las cuales nacen de colaboraciones bastante inesperadas, en concreto ‘Internacional’, que une a Juan Magán con CeeLo Green, y ‘Nunca debí enamorarme’, que une a Camela con Taburete. Mucho menos “shock” producen la nueva colaboración de Julia Michaels con James Bay o los temas que salen hoy también de Hombres G, Lele Pons, Macaco, Rels B, J Balvin y Anitta con Tropkillaz o Leiva.
Todos estos temas se suman a los que ya habían salido en los últimos días, entre ellos el nuevo single de P!nk y lo nuevo de Teenage Fanclub, Adam Lambert, La Estrella de David, Priests, Holy Ghost!, Circa Waves, Albert Hammond Jr, Pájaro Sunrise, Ramón Mirabet, Amanda Palmer, Helado Negro, Nilüfer Yanya, Hayden Thorpe (ex Wild Beasts) o Freddie Gibbs con Madlib. De manera interesante, Bryan Adams ha sacado una versión de ‘Whiskey in the Jar’, Mø un tema para la banda sonora de ‘Moominvalley’ y GusGus han publicado al fin el radio edit que nos prometieron de la estupenda ‘Lifetime’.
Este domingo 24 de febrero se celebran los Oscars y la exitosa ‘Bohemian Rhapsody’ opta a 5 estatuillas, incluida Mejor Película. Esta semana se ha anunciado que, aunque por razones evidentes ni la banda sonora ni ninguna canción está nominada, Queen sí actuarán en la ceremonia. Estarán los miembros originales Brian May y el batería Roger Taylor, encabezados como viene siendo habitual en los últimos tiempos por Adam Lambert. Será una ocasión para este de que millones de espectadores puedan ver qué tal lo hace, si bien las giras de Queen durante esta última década con él al frente no han podido ser más multitudinarias.
El resto de actuaciones corresponderá a los nominados a Mejor Canción, con la excepción de Kendrick Lamar y SZA, que no estarán en la ceremonia interpretando su tema nominado, ‘All the Stars’. Según informa Variety, razones «logísticas y de tiempo» les impedirán estar por allí y nadie más cantará en la ceremonia su canción. Lady Gaga y Bradley Cooper sí tocarán ‘Shallow’ de ‘Ha nacido una estrella’, que ya ganara el Globo de Oro, Gillian Welch y David Rawlings harán ‘When a Cowboy Trades His Spurs for Wings’, Jennifer Hudson ‘I’ll Fight’ y habrá una actuación sorpresa con ‘The Place Where Lost Things Go’ de la nueva película de Mary Poppins que parece que hará Bette Midler.
Las apuestas de los Oscars dan por ganadora sobre todo a ‘Roma’, mientras ‘Bohemian Rhapsody’ es sólo 6ª en las casas de apuestas. Alfonso Cuarón también ganaría el premio a Mejor Director. Eso sí, Rami Malek sí ganaría el Oscar a Mejor Actor según esta misma web que recopila varias casas de apuestas, y por ahí tendría más sentido la actuación de Queen. Glenn Close va primera en Mejor Actriz, mientras Gaga es ahora mismo tercera, si bien su victoria en Mejor Canción se da por segura.
Corea del Sur ha exportado a Occidente y con enorme éxito a grupos como BTS, Seventeen o LOONA, a los que une claramente un sonido pop muy electrónico y artificioso, en algunos casos incluso futurista. Así que cualquier banda surcoreana que se salga de ese patrón está destinada a sorprender, a resultar un soplo de aire fresco. Y ahí es donde entra el cuarteto 혁오 (“HYUKOH” en coreano).
Esta banda de Seúl compuesta por Oh Hyuk, Im Dong-geon, Lim Hyun-jae y Lee in-woo ha reconocido entre sus mayores influencias a los Beatles (a los que suenan en una de sus canciones más populares, ‘LOVE YA!’) e incluso a The Whitest Boy Alive, mientras su más reciente novedad es una remezcla de su single ‘Gang Gang Schiele’ por Superorganism. Está claro que HYUKOH no es la típica banda de pop surcoreano, lo cual es evidente en singles tan Beach Fossils como ‘Panda Bear’ o temas tan The Whitest Boy Alive como ‘Lonely’.
Pero no se queda ahí la cosa. El debut del grupo, ’23’ está lleno de canciones que pueden recordar en mayor o medida a grupos americanos que se mueven entre el indie y el mainstream, confirmando que si HYUKOH busca algo, es diferenciarse del resto de bandas surcoreanas y construir su propio sonido caminando senderos menos transitados. Por ejemplo, si ‘Jesus lived in a motel room’ evoca a The Black Keys, ‘Burning Youth’ puede tener ecos a Arcade Fire y ‘Leather Jacket 가죽자켓 뮤직비디오’ incluso a Prefab Sprout o los Lemonheads.
Todas estas influencias pueden ser más o menos evidentes, pero no puede pasarse por alto que Oh Hyuk cuenta con una voz carismática y teatral que consigue dar cohesión a todas estas canciones. Con todos estos elementos, el grupo ha conquistado a un público que se presume millonario si atendemos a sus escuchas en Spotify, como las de su cuco hit ‘Wi Ing Wi Ing 위잉위잉’. Una oportunidad para ver todo esto con tus propios ojos será el concierto que HYUKOH realizarán el próximo 11 de marzo en Sala Apolo de Barcelona y el 12 de marzo en Cool Stage, Madrid. Entradas, aquí.
La banda Greta Van Fleet, que había agotado las entradas para su concierto de este viernes 22 de febrero, se ve obligada a posponer su gira europea, según informa Doctor Music. El concierto de Barcelona, previsto para el Sant Jordi Club, se pospone hasta el 26 de noviembre. La nota de prensa no especifica la causa de este aplazamiento, si bien parece que se trata de una infección respiratoria de Josh, su cantante.
Las entradas adquiridas para el concierto del 22 de febrero serán válidas para la nueva fecha, por lo que no será necesario realizar ningún cambio. Asimismo, quien quiera solicitar la devolución del importe de sus entradas porque no pueda acudir al show en la nueva fecha lo podrá hacer a partir del lunes 25 de febrero y hasta el lunes 25 de marzo, a través del correo electrónico atc@entradas.com o llamando al 518880546.
Greta Van Fleet se han convertido en uno de los grupos más exitosos de los últimos tiempos gracias a su disco ‘Anthem of the Peaceful Army’ (2018) y a temas como ‘Highway Tune’ y ‘Black Smoke Rising’, estos dos extraídos del disco de 8 canciones ‘From the Fires’. Este les hacía ganar este mismo mes el Grammy a Mejor Álbum de Rock, dejando sin premio nada menos que a Weezer, Fall Out Boy, Alice in Chains y Ghost.
Con el rock en crisis en las listas de éxitos e incluso en la cabeza de algunos festivales, ¿qué fue del fenómeno cantautor? Marta Tchai, que iba para bailarina, se mueve entre los dos mundos en 5 discos que ha producido en compañía de gente como Paco Loco o Fernando Vacas. El último recibe el nombre de ‘Atención peligro‘, presentado por un single en principio tan alegre como ‘Me gustas tú’, pero en el que se esconde un poso de ansiedad. Canciones como ‘Calle Durango’ o ‘Como los girasoles’ son más sombrías, aptas para seguidores de la primera Zahara o Tulsa. Hablamos con la cantante horas antes de que presente con su banda el álbum en el Café La Palma de Madrid este viernes 22 de febrero después de que la fecha tuviera que ser retrasada debido al triste fallecimiento de su guitarrista, Jota.
¿Cómo te presentarías para quien todavía no te conozca?
Llegué un poco tarde a la música porque fui bailarina de ballet clásico hasta los 25. Agarré la guitarra de un modo muy casual hasta que me di cuenta de que podía hacer canciones con los textos que tenía, porque escribía poemas desde pequeñita. Supe que me iba a dedicar a ello aunque ni mi padre ni mi mejor amiga me apoyaron y ahora tengo ya 5 discos, no he parado de hacer canciones. Aunque al principio no sabía ni tocar ni cantar, siempre he confiado en mis canciones, no tanto en mi voz. Anduve un año en México y no tenía una banda consolidada, pero ahora tengo una banda con la que tiramos más hacia el rock. El disco es más pop, pero he querido que los músicos aporten su sonido. Hemos añadido arreglos diferentes. Es mucho más rico ahora. Volvería a grabar este disco…
¿Qué quieres decir con que tu padre y tu mejor amiga no te apoyaron?
No me apoyaron al principio. En aquella época vivía en Estrecho con cuatro amigas y venían mucho Vetusta Morla, porque una salía con Jorge. David El Indio sí me apoyó, me dijo: «tienes canciones, dale duro». Pero Marta, que vivía conmigo, y mi padre me decían: «existen los hobbies» (risas) No tuve un apoyo fuerte.
¿Y sigue siendo tu mejor amiga?
Me da mucha estabilidad, es muy escéptica. Ahora viene a todos los conciertos, pero era cuando yo había dejado de bailar después de haber bailado en Turín y en otros lugares. Pero no me llenaba. Y al ponerme con la guitarra con 25, 26 años, me decían: «¿dónde vas?». Y no tenía una voz que me dijeran nunca «qué bien cantas», no sabía cantar. Pero sabía que tenía algo que decir.
Supongo que si escribías poemas, para ti las letras serán lo más importante…
Sí, totalmente. Y mi amor por el escenario. Porque hay gente que no tiene la necesidad de salir al escenario, lo cual es adictivo, como se puede ver en Bob Dylan. El escenario es algo necesario para los que necesitamos el aplauso.
¿Por qué dices que empezaste tarde? Sé que el pop premia la juventud pero Leonard Cohen empezó con 33 años.
Lo tengo como referente, y Chavela Vargas, o Patti Smith, que empezó con 30. Es una cancioncilla que me he ido contando. Ya tengo 5 discos, pero sí me hubiera gustado llegar mucho antes. Yo no sabía tocar la guitarra, pero ahora mi músico Marcus Wilson a veces me ha dicho: «mejor esto hazlo tú». Tengo una manera de tocar la guitarra muy peculiar pero me costó mucho llegar a ella.
«Aunque al principio no sabía ni tocar ni cantar, siempre he confiado en mis canciones, no tanto en mi voz. Sabía que tenía algo que decir»
¿En qué canción tuya podemos apreciar tu manera peculiar de tocar la guitarra?
‘La cabaretera’ de ‘Los amantes’, con la que abrimos el concierto de este viernes. O la guitarra de base de ‘Al-Andalus’. Yo no quería tocar en esa, pero me dijo Manuel que tenía que tocarla yo porque él no sabía hacer eso. Le doy golpecitos a la guitarra, lo que viene de mi etapa de El Búho Real, el Libertad 8… Empecé tocando con Jorge de Vetusta Morla, pero él no quería hacer una banda de rock, luego tuve el grupo de rock El Último Grito, luego llamé a Guille Galván, David Cadenat, Daniel Elorriaga… y ya ahí vi mis carencias y estuve un tiempo aparte. Tuve un periplo en el mundo de los cantautores, pero actuaba sola y di más protagonismo a la percusión. Me gusta darle golpes a la caja en los momentos más viscerales (risas).
¿Sigues en contacto con Vetusta Morla?
Ya no tanto, hace mucho que no voy a verlos. Pero justo ayer les iba a invitar a venir, pero nunca pueden, andan muy liados. Jorge tiene Infarto Producciones y lleva a una amiga y Puchi le hizo coros hará un año. Les tengo un cariño enorme. Son un ejemplo de lo que es el rock, una búsqueda constante y de sentirte muy libre.
«Vetusta Morla son un ejemplo de lo que es el rock, una búsqueda constante y de sentirte muy libre»
Veo que hablas mucho de rock y poco de ser cantautora, aunque lo más importante sean las letras. ¿Quiénes son tus referentes?
Tampoco hacemos rock porque hay canciones muy acústicas, muy pequeñitas, pero sí llevo dos guitarras eléctricas. Alex Turner de Arctic Monkeys dice que para él lo más importante son las letras. Yo necesito al grupo. No soy de ir a conciertos de cantautores. Lo que me gusta son las canciones vestidas con un grupo.
¿A quién te sientes cercana? Porque hay momentos un tanto Calexico en el disco. ¿Qué has ido a ver en directo o cuáles son tus referentes?
Arctic Monkeys, nudozurdo que se acaban de separar, Cat Power, Nacho Vegas, Leonard Cohen siempre que ha venido, Bob Dylan me muevo para verle… Son muy rock en el sentido de vida. Me gusta leer sus entrevistas, saber lo que leen, la vida que llevan.
¿Qué lugar crees que ocupas o te gustaría ocupar en la industria musical ahora que se habla tanto de música urbana, de que hay poco espacio para el rock, para los cantautores, cuando Zahara hace pop electrónico, casi no hay cantautores masculinos…?
Me preocupa esta irrupción del trap. Yo espero que haya lugar para todos. Me gustaría llegar a tener un sonido con mi grupo que sea identificable. Aún no he llegado a eso. Me encantaría poder ocupar un lugar más grande que el mío, que es muy pequeñito. No sé si me tendría que preocupar más por el estilo, pero el rock se reinventa cada día, es su esencia. El rock es una forma de vida. Es como el flamenco, se reinventa, no es algo antiguo ni anclado en el pasado.
Ponme un ejemplo de evolución del rock a través de un artista.
(piensa) Angel Olsen. Para mí es rock lo que hace. Es folk-rock si toca sola, pero suena moderno y emociona. A mí me suena nuevo, lo que pasa es que tenemos que nombrar de alguna manera lo que se hace. El rock engloba tanto… es una manera nuestra de nombrarlo, pero para mí es vestir una emoción, una historia con los ingredientes más auténticos que uno tiene. No comulgo con la búsqueda de un estilo por fuera, a mí eso no me llega.
‘Introducción al baile’ es de las que tiene esos arreglos tex-mex. ¿Cómo surgieron?
Tiene que ver con que coincido en gustos con Fernando Vacas. Tiene ideas muy geniales en cuanto a arreglos. La máquina que suena viene de que le gusta mucho un disco de Roger Waters que se llama ‘Flickering Flame’ y tiene ruidos de caballos, de trenes… Fernando quería ir más lejos con el ruido de máquina y cabaret… pero yo pienso en los directos y me entra la practicidad…
«El escenario es algo necesario para los que necesitamos el aplauso»
¿Qué querías decir con que te gustaría regrabar el disco?
Quiero decir que se grabó de una manera… Llamé a Fernando porque había tocado las canciones en México pero no tenía una banda. Sabía lo que había hecho con Russian Red y quise hacer un disco sencillo, con guitarras bonitas. Y él me dijo que las veía con banda, con la visceralidad del rock, que es donde yo disfruto. Pero ahora estas canciones han rodado más como yo quería que rodasen, han crecido en el local. Eran temas que no habían sonado en directo salvo en México o Nueva York, donde los había tocado yo sola, y yo soy partidaria de que las canciones hay que tocarlas con banda antes de meterte en un estudio.
Te veo muy en el enfrentamiento de sonar con banda o sonar sin banda, pero el disco yo lo veo más entre la pulcritud y la aspereza, sin decidirse por ninguna de las dos.
Ahora mismo estoy por hacer algo que, al margen de un sonido más vintage, suene más pulcro. Creo mucho en estas canciones, está funcionando muy bien el directo. ‘Calle Durango’ la hemos subido medio tono. ‘Como los girasoles’ la modulamos y tiene un subidón que no sé cómo no vimos antes. Tuve muchos problemas grabando estas canciones y tiene que ver con la forma de trabajar de Fernando, aunque la primera responsable soy yo.
¿Cuál es la visión de Fernando?
Más que el sonido, si algo queda sucio le gusta, dice: «Esto mola, esto sucio tiene grano».
«‘Calle Durango’ es de las más logradas del disco y tiene mucho que ver con México. Es gente que guarda una tristeza muy profunda, pero siempre está pendiente de la vida, precisamente porque tienen la muerte muy presente»
‘Calle Durango’ es una de mis canciones favoritas. Cuidas mucho las letras, pero en realidad el estribillo de esta simplemente es un «venga va».
(risas) Lo del «venga va» es una autoanimación, de ese momento en el que los que somos un poco bipolares, nos venimos abajo. Es de una época en que andaba muy perdida, cuando murió mi madre. Me fui a un concierto a México, pero me salió un festival y decidí quedarme en Navidad. Las estrofas cuentan una historia más concreta, de alguien que se va, de hecho es un músico, y yo decido quedarme, no vuelvo a Europa. Fue la primera Navidad que pasaba con otra gente, y surge de la necesidad de buscar la alegría. Por eso no volví. Me suponía mucho. Es una canción que nace de un sentimiento depresivo pero va hacia la luz, a buscar el mar, a buscar la vida. Combina las dos cosas, es de las más logradas del disco y tiene mucho que ver con México. Es gente que guarda una tristeza muy profunda, pero siempre está pendiente de la vida, precisamente porque tienen la muerte muy presente. Es sobre disfrutar del momento.
‘Discúlpame, placer’ es algo más ambigua. No sé si habla de una autolesión, de luchar contigo misma, de la culpa de placer… Y además terminas repitiendo una y otra vez «soy inocente», como convenciéndote a ti misma.
Siempre he tenido un sentimiento de culpa, vengo de una familia muy católica, aunque mis hermanos no lo tienen tanto…
«Con un sentimiento de culpa una cree que no merece las cosas buenas»
¿Eres la mayor?
Soy la de en medio. Me fui de casa a bailar a los 16 porque el ambiente familiar era tenso y conflictivo y siempre me sentía responsable. Siempre he tratado de hacerme la alegre, por eso digo «discúlpame, placer». Cuando volvía a Madrid iba a muchas fiestas, evadiendo mi tristeza. Pero se me veía la depresión. De ahí viene lo de autolesionarme, me he dado mucho con el látigo, empezando por el ballet clásico, en el que te tienes que vendar los dedos y hay mucha sangre. Con un sentimiento de culpa una cree que no merece las cosas buenas. Me gusta mucho la canción, no sé si le dimos todo el cariño que merecía. Me gusta más con piano. A guitarra no me gusta nada.
‘Me gustas tú’ es de corte más alegre, aunque aparece un Lexatin. Hay un componente trágico.
Me hace gracia porque ni el chico me gustaba tanto ni la historia daba para más, pero quería una canción que me alegrase, que me pusiese contenta al tocarla. Ya no llevo Lexatines en el bolso pero antes tenía por ansiedad. Estoy mucho más estable ahora. Me da miedo estar estable y dejar de componer, pero prefiero estar estable (risas).
«Me da miedo estar estable y dejar de componer, pero prefiero estar estable»
De todas formas el disco tampoco tiene un poso tan trágico.
Yo soy muy optimista, tengo momentos muy bajos, pero soy muy optimista. Cuando estoy contenta no me siento a escribir una canción. Jorge Drexler decía el otro día que había escrito creo que con Shakira, pero que no iba con él escribir canciones profesionalmente. Yo no puedo escribir una canción alegre, siempre escribo desde un estado más depresivo.
Esto de «reconquistar Al-Andalus» del tema así llamado, suena un poco raro tal y como está el país…
(risas) Fue muy casual, esta canción la toqué en Nueva York y la gente me decía «¡no toques esto aquí! Al-Andalus es lo de los árabes» (risas) Escribí la canción desde un lugar descreído, de mi falta de fe en las relaciones de pareja. Es como la frase de ‘Love’ de John Lennon «Love is asking to be loved»: «Te voy a pedir esto, pero dudo que lo vayas a hacer». De ahí me vino la idea de Reconquista, algo grande y difícil de conseguir. Es algo difícil, pero juntos igual podemos. Ahora que me lo planteas, el chico (al que va dedicada) es muy político, activo, intelectual. Igual viene de ahí (risas) Le interesaba mucho la actualidad, la noticia, este partido. No lo había pensado nunca.
¿Pero el chico era muy de la reconquista o de la unidad de España?
El chico es manuelista, no tiene nada que ver (risas) Tiene un gran amor por el país, aunque muy de izquierdas.
¿Por qué has hecho el vídeo de ‘A Sangre Fría’? ¿Era una de las que más orgullosa estabas por estructura y sonido?
No es de las canciones más logradas, hubiese elegido ‘Calle Durango’, pero la chica que quiero que haga ese vídeo anda con otros proyectos. ‘A sangre fría’ se lo propuse a un amigo fotógrafo que ahora vive en Suiza. Le gusta más el rock, era la que más le gustaba y quería que fuese con banda. Tenía unas ideas concretas para esta canción que gira alrededor de mi familia. Pero es la menos indicada porque dura como 6 minutos.
«‘Atención peligro’ a la sociedad a no aburguesarnos, a caer en la pereza, en el hastío. La portada soy yo con gafas, sombrero y mirando a otro lado, y lo que quiero decir es que hay que tener mucho cuidado con eso»
En cuanto a la portada del disco, ¿es un choque de ideas o tú eres el peligro?
Iba a ser otra portada, un salto mío bailando de hace un montón de tiempo. Pero con una amiga fotógrafa fuimos a Lisboa y me gustaron las fotos. El nombre de ‘Atención, peligro’ viene de «Mariposas», en la que se habla de «peligro de derrumbamiento». Viene del miedo a que me hagan daño, a hacerme daño yo, a resbalar y no salir. Lo escogí porque tiene más acepciones y un poco de ironía. ‘Atención peligro’ de la sociedad a no aburguesarnos, a caer en la pereza, en el hastío, a dar las cosas por sentado, a mirar hacia otro lado y hacer como que aquí no pasa nada y hacer una fiesta. La foto soy yo con gafas, sombrero y mirando a otro lado. Es pop, ochentera… y lo que quiero decir es que hay que tener mucho cuidado con eso. Mi madre siempre sonreía, era la reina de las convenciones, de aprender a sonreír todo el rato. Y no. Si quieres llorar, llora.
Este disco se iba a presentar en otoño en Madrid, pero al final es el 22 de febrero. No sé si quieres explicar por qué se ha retrasado.
Nunca he anulado a un concierto y menos a 3 semanas, aunque mejor que haya sido así. Jota (guitarrista) falleció el 20 de noviembre, con 37 años, por un cáncer de pulmón cogido muy tarde, con un hijo de 3 años. No estaba para promoción, él estaba muy enfermo y el concierto de Radio 3 de septiembre ya lo hicimos sin él. Nos dijeron que no iba a salir del hospital y hasta que él no descansó yo andaba muy tocada. Esto nos ha unido mucho a celebrar la vida, parece que la muerte es para los mayores, pero no.
¿Era uno de tus músicos de estudio o de directo?
De directo y estudio. Empezó a tocar conmigo en ‘Movimientos circulares’. Le conocí en la radio, luego hicimos ‘Los amantes’, y ‘Atención peligro’. También teníamos un proyecto de spoken word llamado Sí Muerdo. Era tranquilo, serio, un gran amigo. Una persona con pocos amigos, pero de mucho hablar…
¿Qué le gustaba más de tu música o qué consejo recuerdas que te diera?
Le gustaba mucho el riesgo, era muy moderno, le gustaban cosas muy dispares, siempre iba con un libro en la mano. Yo tenía miedo de que ‘Me gustas tú’ pareciera frívola, y él decía: «qué va, está guay». La que más le gustaba era «Mariposas» o canciones más diferentes. Andaba siempre al margen, me ponía al día de todo, era un gran lector vuestro, de Mondosonoro, pero luego siempre apostaba por los clásicos, iba a la radio y recomendaba ‘White Light/White Heat’ de la Velvet, se quedaba con todos. Tenía una personalidad que me inspiraba mucho. Era muy serio, pero muy divertido.
Finalmente, ¿tienes canciones nuevas en las que estés trabajando?
Todavía no las he puesto en común, pero ahora compongo más con el piano y con el piano van por otro lado, son más profundas. En cuanto a la letra, giran más alrededor de mi visión del mundo, siempre habían sido alrededor de la pareja y las que tengo ahora no.
Este año ha habido dos grandes sorpresas en la temporada de premios en Estados Unidos. La primera es la inexplicable (omni)presencia en las nominaciones de ‘Bohemian Rhapsody’, el biopic chanante sobre Freddie Mercury que hasta ganó el Globo de Oro a la Mejor película dramática. Y la segunda, que no se haya repetido el duelo en la cumbre entre Damien Chazelle (‘First Man’) y Barry Jenkins (‘El blues de Beale Street’), que muchos daban por hecho aún antes de que se estrenaran sus nuevas películas tras el éxito de ‘La La Land’ y ‘Moonlight’.
Una tercera “sorpresa” (con comillas bien gordas) es que de los ocho filmes nominados al Oscar a la Mejor película no haya ninguno dirigido por una directora. Y no hablo de cuotas, sino de calidad. Una de las mejores películas estrenadas el año pasado, ‘The Rider’ (Chloé Zhao), ha sido olvidada por todos los premios salvo por los más indies. Y dos títulos tan notables como ‘Vida privada‘ (Tamara Jenkins) y ‘En realidad, nunca estuviste aquí’ (Lynne Ramsay), lo mismo.
En el caso de ‘¿Podrás perdonarme algún día?’, sus posibilidades eran, a priori, mucho mayores. El hecho de que la película fuera muy bien acogida en el festival de Toronto (auténtica antesala de los Oscar), esté narrada con un lenguaje muy accesible, y sea una producción de Hollywood (de la Fox) protagonizada por una estrella, Melissa McCarthy, en un papel poco convencional, hizo que sonara muy fuerte como una de las candidatas a entrar en la categoría de Mejor película. Finalmente, se ha tenido que conformar con tres nominaciones: mejor actriz, actor de reparto y guión adaptado.
‘¿Podrás perdonarme algún día?’ es un biopic sobre una oscura biógrafa cincuentona, huraña y alcoholizada, y su amigo gay, decadente y fracasado. ¿Puede haber un argumento más a contracorriente en el Hollywood actual? La prometedora Marielle Heller, que ya ha demostrado su gusto por los personajes singulares en ‘The Diary of a Teenage Girl’ y la serie ‘Transparent’, ha adaptado las memorias de Lee Israel, una escritora neoyorquina que en los años noventa, en plena decadencia profesional, decidió falsificar cartas de escritores que admiraba, como Noël Coward o Dorothy Parker, para venderlas en las librerías. Como ya hizo en su debut con Kristen Wiig, la directora vuelve a confiar en una actriz cómica para un papel dramático. Y, como suele ocurrir, la han nominado al Oscar (aunque en el caso de McCarthy, ya la nominaron por una comedia, ‘La boda de mi mejor amiga’).
‘¿Podrás perdonarme algún día?’ continúa esa tradición tan estadounidense de los retratos de perdedores. El personaje que interpreta McCarthy no estaría muy lejos de otros fracasados célebres como el Ray Milland de ‘Días sin huella’, el Stacy Keach de ‘Fat City, ciudad dorada’ o el Nicolas Cage de ‘Leaving Las Vegas’. Personajes todos ellos hundidos en la miseria y el alcohol por no poder estar a la altura de una sociedad que glorifica el éxito y penaliza el fracaso hasta extremos enfermizos.
Aunque en el caso de ‘¿Podrás perdonarme algún día?’, la directora no se olvida de subrayar un importante matiz: Lee Israel era un mujer (la alusión a Tom Clancy es muy divertida), y su amigo, el también nominado Richard E. Grant, un hombre homosexual en el Nueva York asolado por el sida de los noventa. La relación de amistad entre estos dos losers (lo mejor de la película) es la base dramática en la que se sustenta una estimulante trama delictiva que es presentada como una melancólica reflexión sobre la soledad, el miedo al fracaso y, en un giro de lo más revelador, como una versión esquinada del “sueño americano”. Ya lo dice la propia protagonista en el juicio: sus años como delincuente fueron los más felices y exitosos de su vida. 8.
Russian Red ha concedido una entrevista a la revista de arquitectura AD para mostrar su casa de Los Feliz, en Los Ángeles, “una casa muy singular de los años 20” que es “una mezcla entre mediterránea y ‘cottage’”. El texto de AD recuerda que Lourdes Hernández “quería ser arquitecta” antes de lincenciarse en traducción y de dedicarse a la música y que de hecho Zach, su marido, además de integrante de Babes es arquitecto técnico. Así, la cantante habla cómodamente en la entrevista de ladrillos vista y claraboyas, antes de reconocer que la pareja se pasó “meses persiguiendo al agente inmobiliario” para conseguir la casa, pues parecía que tuviera “un vínculo emocional con la familia que la habitaba y no nos la quisiera vender”.
La autora de ‘Agent Cooper‘ reconoce también que pasó tiempo en Los Feliz durante la obra “porque quería mudarme rápido y eso me hizo entender muy bien el espacio”. Dice: “Me sabía las medidas de memoria. Creé un PDF donde iba metiendo todo lo que me gustaba de las tiendas online y, aunque seguíamos de reforma, compré todos los muebles de golpe un Black Friday, porque tenía muy claro lo que quería”.
AD aprovecha estas declaraciones para añadir que si una cosa tiene clara también Russian Red es que seguirá “cantando donde y con la frecuencia que le apetezca”. De hecho, la cantante aseguró el pasado mes de octubre que se encontraba componiendo temas, pero “a un ritmo distinto”.
De momento, se sabe que Russian Red volverá a Madrid este verano, pues es una de las artistas confirmadas en Noches del Botánico. Su concierto será el 31 de julio y sobre él, la artista ha dicho: “Estoy preparando un show distinto, especial, que recoja todas las cosas que me interesan a través de nuestro hilo conductor que es la música que llevo compartiendo con vosotros desde hace más de diez años. Me pongo nerviosita de pensarlo”.
Peter Tork, uno de los miembros fundadores de The Monkees, ha fallecido a los 77 años. La causa de su muerte no se ha revelado por el momento, si bien el músico padecía un tipo raro cáncer que le afectaba a la lengua y que le fue diagnosticado en 2009, y por el que se había sometido a una cirugía. Tork es el segundo miembro de The Monkees en fallecer, tras la muerte de Davy Jones en 2012.
The Monkees fue una de las bandas más populares de los 60 en Estados Unidos, gracias a éxitos como ‘I’m a Believer’, ‘Pleasant Valley Sunday’ o ‘Daydream Believer’, si bien su historia es peculiar, pues fue en principio una “banda ficticia” concebida para protagonizar una serie del mismo nombre sobre una banda que busca replicar el éxito de los Beatles. El éxito de la serie de The Monkees y el de su música fue tal que el grupo adoptó cada vez un papel más activo en la composición de sus canciones, llegando a vender cerca de 75 millones de discos.
Aunque en sus primeros discos, los integrantes de The Monkees solían simplemente repartirse las labores de actuación vocal y no les era permitido tocar sus propios instrumentos en las grabaciones, Tork era músico profesional, por lo que sí llegó a tocar en algunas canciones del grupo. Finalmente abandonó la formación en 1968, aunque esta protagonizó varias reuniones en los años posteriores. Además trabajó de profesor y apareció en la película de terror ‘I Filmed Your Death’ en 2017.
Lake Malawi (definitivamente se han acabado los nombres para los grupos) es el grupo que representará a República Checa en Eurovisión, compuesto por el cantante Albert Černý, el bajista y teclado Jeroným Šubrt y el batería Antonín Hrabal. Su canción, ‘Friend of a Friend’, tiene el sonido 80s-pop contemporáneo de las canciones de Mura Masa, Charlie Puth o The 1975 y un estribillo ultra pegadizo compuesto por las rimas (extrañamente adictivas, será el acento pseudo-británico del cantante) de “friend” con “band” y “understand” y “door” con “anymore” y una línea de sintetizador súper ochentera, onda Duran Duran.
Si bien ‘Friend of a Friend’ es una buena canción, desde el primer momento parece claro que no es un bombazo como lo fue ‘Lie to Me’ de Mikolas Josef, quien representó a República Checa en Eurovisión el año pasado, quedando nada menos que 6º, dando al país su mejor posición histórica hasta la fecha. De hecho, República Checa ha solido tener muy mala suerte en el festival, pues a duras penas ha logrado llegar a ninguna final desde que se estrenara como país participante en 2007. De 8 veces que se ha presentado, 5 no ha pasado de las semifinales, en 2009 de hecho se retiró del certamen y desde el 2010 al 2014 no participó. El país volvió al festival en 2015.
Por suerte, ‘Friend of a Friend’ sí llegará a Tel Aviv y un poco antes, el grupo estará presentando su canción en la pre-party de La Riviera de Madrid. Además, parece que esta vez no habrá sustos de último momento y la puesta en escena de ‘Friend of a Friend’ no incluye piruetas locas como la que hacía Mikolas Josef en su actuación, que recordemos por poco le cuesta su plaza en el festival durante unos ensayos, cuando tras una caída hubo de ser hospitalizado de urgencia. De hecho, Lake Malawi trae una puesta en escena más bien modesta, si bien graciosa.
Calificación: 7/10 En los foros de Eurovisión se dice…: “Me gusta la de República Checa. En directo puede quedar rara, pero ellos montan performances chulas” – vdesantos_ Las casas de apuestas: La canción va 32ª en las apuestas, pero puede ser “grower”.
Según informa el diario El País citando a la prensa portuguesa, Madonna abandonará Lisboa este 2019, dos años después de haber llegado y haberse empapado de la ciudad para la realización de su próximo disco. La artistas no ha renovado el contrato con el hotel-palacio Ramallete, en donde residía desde hace un año; ni tampoco ha ejecutado la opción de compra de la residencia de una docena de habitaciones en el barrio de Lapa. Parece que en marzo se trasladará a un hotel de lujo y en septiembre dará el capítulo portugués por cerrado.
Según estas fuentes, “a Madonna le mata tanta paz y sosiego”, “ya conoce todas las fiestas, ritmos y músicos y se le ha quedado pequeño el paraíso”. La cantante volvería a moverse entre Nueva York y Londres, donde vive su hijo Rocco, y se desconoce qué pasará con su otro hijo David, que estaba promocionándose como futbolista en el Benfica (motivo por el cual se mudó a Portugal en principio).
Por otro lado, su site de fans DrownedMadonna informa de que su próximo single saldrá a finales de abril o a principios de mayo como tarde, y su disco en junio. Según este site, el disco finalmente no se llamará ‘Magic’. Se espera que la cantante realice después un tour promocional global, por lo que en cualquier caso estaría alejada de su hogar durante varios meses. Precisamente hoy el productor Mike Dean ha publicado una foto en Instagram en la que insta a Madonna a terminar el disco aunque implique no dormir: «¡Debemos terminar este disco. ¡Vamos!». Mirwais ha comentado: «Sí, terminémoslo. Por favor, a dormir luego». Además, finalmente Madonna ha confirmado que se encuentra trabajando con Maluma, en unos posts de Instagram.
Los Nikis siguen de actualidad y no porque Carolina Durante hayan triunfado inspirándose muy claramente en ellos o porque ellos acaben de publicar un EP 30 años después del último. Cintia Lund también reivindica a los autores de ‘Me confunden con un hipster’ y presenta su propia versión de ‘Sangre en el museo de cera’, además con el que es sin duda su videoclip más ambicioso hasta la fecha, lleno de “sangre” y estrellas pop.
Dirigido por Fernando Martin Diez-Cabeza, el vídeo de ‘Sangre en el museo de cera’ transcurre en La Térmica de Málaga, lugar que ha elegido “para recrear un museo de cera donde aparecen personalidades de la cultura pop, la política y el arte”. Por él pasan David Bowie, Madonna, Michael Jackson, Divine, Picasso o Dalí, entre referencias visuales muy logradas a películas como ‘El resplandor’.
Aunque quizá la figura de cera que más miedo da en el vídeo sea la de la propia Cintia Lund. Es a ella a quien vemos al principio del mismo dando un buen susto a los chicos de Scooby Doo vestida algo así como del fantasma de María Antonieta. Por cierto, este es el primer single de la cantante desde el lanzamiento en 2017 de su EP de debut, ‘New York Anthem‘.
Como queriendo repetir aquel bombazo que dieron Telecinco y ‘Factor X’ con Glitch Gyals y su ‘Cómeme el donut‘ –que luego fue para nada, porque se quedaron a las puertas de la fase final–, la cadena amiga ha buscado descaradamente lo viral al incluir a El Cejas en las audiciones de la actual edición de ‘Got Talent’. El joven mallorquín ha subido al escenario del talent-show para interpretar la canción ‘Dembow del pimpin’, un tema en el que ¿el MC? adopta (o eso dice él) un personaje que pretende en su letra pegar al novio de la chica que le gusta, con «placaplaca»s por aquí y alusiones a Bad Bunny por allá.
El Cejas, a diferencia de Lapili y Girafa Rey, no ha contado esta vez con la connivencia de Risto Mejide, que ha sido el primero en presionar el botón que le negaba el acceso a la siguiente fase, siguiéndole Edurne y la actriz de ‘La que se avecina’ Eva Isanta, contando con Paz Padilla, muy venida arriba, como único apoyo porque ella, dice, sí entiende el «rollo de Magaluf» (¿ein?). Como sea, el vídeo es el número 1 destacado en la lista de Tendencias de Youtube España y cuenta ya con 1,7 millones de reproducciones.
Pero la cosa tiene truquillo: El Cejas quizá sea desconocido para el público televisivo, pero no para el mundo Youtube, donde Diego (su nombre real) tiene un canal que cuenta con casi medio millón de suscriptores. La cosa empezó a finales de 2017 con un vídeo-tutorial en el que enseñaba sus técnicas para pelear en la calle. Nivelazo. La cuestión es que aquello empezó a hacerse viral y el chico se vino arriba con su faceta de cantante, parodiando canciones de Bad Bunny o J Balvin introduciendo en sus letras coletillas sobre «castañazos», «placa», «porros» y chorradas así. El caso es que, con la bobada, el dichoso ‘Dembow del pimpin‘ tiene un vídeo oficial con más de 7 millones de visitas (en Spotify supera el medio millón de streamings) y acaba de publicar un single con Omar Montes –sí, el de Gran Hermano VIP; Dios los cría…–, ‘Dame un beso‘. Por loco que parezca, cualquier día le encontramos en el top de streaming español, ojocuidao…
¿Se acerca, después de todo y pese a lo que parecía indicar su meteórica carrera como diseñadora, el de momento llamado disco «R9» de Rihanna? Pues de repente parece que sí. Esta mañana los fans de la artista de Barbados están emocionados después de que, con una simple búsqueda de Google, aparecieran varias fechas de conciertos programadas para los próximos meses en Estados Unidos. Aunque tres de ellas se concentran en los meses de septiembre –Nueva York– y octubre –Washington DC y Atlanta–, la primera de ellas sería bastante inminente –el 12 de abril en Cleveland–.
Lo cierto es que Rihanna, que por cierto ayer celebraba su 31 cumpleaños, había confirmado que su nuevo trabajo vería la luz este año, si bien se ha llegado a hablar de dos álbumes distintos, uno dedicado estrictamente a la música jamaicana y otro de pop más heterogéneo. Además, sigue pendiente de anunciarse la fecha de estreno de ‘Guava Island‘, la película que rodó en Ciuba con Childish Gambino como co-protagonista.
No hay, por el momento, confirmación alguna de esa supuesta gira por parte de la artista en sus redes sociales, dedicadas íntegramente a promocionar sus líneas de cosmética y lencería y, en las últimas horas, a despedirse de su admirado Karl Lagerfeld, para el que posó como modelo en varias ocasiones.
Cupido dicen que no se parecen a nada, aunque su música se nutre (como toda música) muy abiertamente de otras cosas, en concreto del lo-fi pop de gente como Mac DeMarco o Clairo. Sin embargo, Cupido han encontrado su propio estilo cantando en castellano, usando autotune y mimando muy especialmente las melodías, como demostraba ese primer single como un sol de bueno que era ‘No sabes mentir’, una de las mejores canciones de 2018, que entre tiernos diminutivos (“es que no sabes mentir, no sabes engañar, se te nota en la carita si no dices la verdad”), un sonido veraniego y melancólico y un estribillo perfecto, ha otorgado a Cupido un hueco en la historia del pop español.
Tiene mérito que viniendo sus integrantes de mundos en principio tan diferentes como el trap (el barcelonés Pimp Flaco) y el pop más experimental y delirado (los canarios Solo Astra), Cupido hayan logrado dar forma a un proyecto que posea personalidad propia, aún sin apartarse radicalmente de todo de esos ámbitos. Precisamente son todas esas influencias las que dan personalidad a Cupido y ‘Préstame un sentimiento’ no deja de beber de otros estilos como el vaporwave o el R&B, e incluso da pie a referencias tan improbables en principio, pero reconocidas por el propio grupo, como Bad Bunny, cuyas letras llenas de verborrea parecen una influencia clara en los textos de este disco, por otro lado tan románticos y cursis como a Cupido le ha dado buenamente la gana que sean.
Y es que frases como “no tengo mucho, no te voy a mentir, no tengo una mansión, vivo en un piso pequeño con una habitación” (‘Milhouse’), “da igual si el iPhone se te ha quedado sin batería, podemos hablar sea de noche o sea de día” (‘Telepatía’) o la mejor de todas, ““mi papá y mi mamá me hicieron la cara demasiado bien” (‘Autoestima’), muy beneficiadas por su enorme claridad pese a la presencia del autotune, no pueden sonar más cucas y sinceras, mientras las canciones suenan siempre preocupadas por dejar huella a través de una letra carismática, un buen estribillo o una producción interesante. ‘Autoestima’, el clásico en potencia del disco, es principalmente acústica (aunque tiene sorpresa al final), pero lo que se esconde tras su gamberrilla letra “yo en las fotos nunca necesito efecto, salgo guapo hasta cuando me despierto” es una melodía, en una palabra, preciosa. Y ‘U Know‘ deja impronta con su letra entre el amor y la paranoia (y un poco de “gas-lighting”, la verdad), acercándose a la balada de karaoke.
Conscientes de su posición de grupo de POP en mayúsculas (ellos mismos se autodenominan “boyband”), reflejado también en sus llamativos videoclips o en el hecho que el título del álbum sea una referencia a la canción de Kirk van Houten, el padre de Milhouse, Cupido no solo han dado con más buenos temas en el estilo de ‘No sabes mentir’ como, ejem, ‘Milhouse’ sino que en otras vuelcan su interés por géneros como el R&B (‘5 Senti 2’) o la música disco (‘Telepatía’), en el primer caso haciendo uso de una base experimental y envolvente cercana al chill-hop, que incluso consigue reforzar el componente emotivo de su sentida letra, sobre un amor sin cuya presencia el narrador no podría vivir; y en el segundo probablemente inspirándose en Daft Punk, pues el tema incluye hasta el efecto de un vocoder.
Sí hay que decir algo en contra de ‘Préstame un sentimiento’ y es que el álbum se beneficiaría de una producción, ya no menos lo-fi, pero sí un poco menos… enlatadilla por momentos. Quizá sea cosa del interés del grupo por el vaporwave, pero no todos los temas son tan amables a los oídos como ‘No sabes mentir’. Sin embargo, cuesta imaginar que a quien le guste este disco, no se lo vaya a poner siempre entero: el grupo ha hecho 8 buenas canciones que pueden llegar a crear adicción. Y sobre todo se han impuesto a sus influencias, demostrando que, de entre todos los artistas lo-fi pop que se te puedan ocurrir, ellos están haciendo las canciones más emocionantes.
Calificación: 8/10 Lo mejor: ‘No sabes mentir’, ‘Autoestima’, ‘5 Senti 2’ Te gustará si te gusta: C. Tangana, Bad Gyal, Bad Bunny, Rosalía Escúchalo:Spotify
Tal y como anunciaban meses atrás, Stereolab publicarán este año reediciones de sus 7 álbumes de estudio, coincidiendo con la gira de reunión que, tras 10 años de inactividad, realizarán y que recalará en nuestro país, en principio, dentro del festival Primavera Sound 2019. El grupo británico acaba de presentar los detalles de las primeras de esas reediciones y, a decir verdad, parecen tan espectaculares como cabía desear.
El 3 de mayo de 2019 empieza la campaña de reediciones de 7 álbumes de Stereolab, empezando por ‘Transient Random Noise-Bursts With Announcements’ de 1993 y ‘Mars Audiac Quintet’ de 1994. Se trata de reediciones en Warp Records y Duophonic UHF Disks, expandidas y remasterizadas en vinilo, CD y digital. Cada álbum ha sido remasterizado a partir de las cintas originales 1/2” por Bo Kondren en Calyx Mastering, con supervisión de Tim Gane. El material extra incluye tomas alternativas, demos en 4 pistas y mezclas inéditas. Una de ellas es una «early version» de ‘French Disco’ que ya está disponible en plataformas de streaming y encontraréis al final del post.
Las ediciones iniciales en vinilo serán en vinilo transparente triple y numerado, que contendrá un poster/insert con anotaciones de Tim. También incluirán un cupón rascable de lotería y todos los ganadores recibirán un EP “12 edición limitada. Además, la banda ha producido también una edición súper limitada de 500 vinilos transparentes y 250 CDs, que llevarán una cinta (obi band) numerada hecha de 2” 24 de cinta de máster de Stereolab. Éstos solo estarán disponibles desde la web.
Más tarde, en agosto, llegarán las correspondientes nuevas ediciones de de ‘Emperor Tomato Ketchup’, ‘Dots and Loops’, ‘Cobra and Phases Group Play Voltage in the Milky Night’ y, ya en noviembre, ‘Sound-Dust’ y ‘Margerine Eclipse’. La presentación de esta serie se ha hecho en redes sociales con una especie de video-teaser:
Stereolab announce full details of their 7 album reissue campaign and 2019 headline shows. Tickets on sale 22 Feb. Pre-sale 21 Feb.
Estos son los tracklists de los dos primeros volúmenes anunciados:
TRANSIENT RANDOM-NOISE BURSTS WITH ANNOUNCEMENTS [Expanded Edition]
Disk 1
01. Tone Burst
02. Our Trinitone Blast
03. Pack Yr Romantic Mind
04. I’m Going Out Of My Way
05. Golden Ball
06. Pause
07. Jenny Ondioline
08. Analogue Rock
09. Crest
10. Lock-Groove Lullaby
Disk 2
01. Fragments
02. Jenny Ondioline [7″/EP Version – Alternative Mix]
03. Drum – Backwards Bass – Organ [Jenny Ondioline Breakdown Full Version]
04. Analogue Rock [Original Mix]
05. Pause [Original Mix]
06. French Disco [Early Version Mix]
07. Jenny Ondioline Part 2 [Breakdown Mix]
08. Fruition – Demo
09. I’m Going Out Of My Way – Demo
10. French Disco – Demo
11. Lock Groove Lullaby – Demo
12. Jenny Ondioline – Demo
13. Pause – Demo
MARS AUDIAC QUINTET [Expanded Edition]
Disk 1
01. Three-Dee Melodie
02. Wow And Flutter
03. Transona Five
04. Des Etoiles Electroniques
05. Ping Pong
06. Anamorphose
07. Three Longers Later
08. Nihilist Assault Group
09. International Colouring Contest
10. The Stars Our Destination
11. Transporte Sans Bouger
12. L’Enfer Des Formes
13. Outer Accelerator
14. New Orthophony
15. Fiery Yellow
Disk 2
01. Ulan Bator
02. Klang Tone
03. Melochord Seventy-Five [Original
Pulse Version]
04. Outer Accelerator – [Original Mix]
05. Nihilist assault Group – Part 6
06. Wow and Flutter [7″/EP Version –
Alternative Mix]
07. Des Etoile Electroniques – Demo
08. Ping Pong- Demo
09. The Stars Our Destination – Demo
10. Three Longers Later – Demo11. Transona Five – Demo
12. Transporté Sans Bouger – Demo
Cada semana el late-night La Resistencia invita a algún artista o músico de actualidad, logrando captar nuestro interés. En el caso de anoche, los entrevistados fueron el dúo Delaporte, que acaban de publicar el Disco Recomendado ‘Como anoche‘. Y, toda la energía que desprenden y contagian sus canciones, va implícita en el carácter de Sergio Salvi y Sandra Delaporte. Al menos eso pareció en una entrevista más caótica incluso que de costumbre, en la que el propio David Broncano se vio superado al comprobar que, tras 10 minutos, apenas había podido hacerles una sola pregunta.
La más inquieta, claramente, es la vocalista del dúo, que no paraba de enviar estímulos a un ya de por sí disperso presentador que no terminaba de hacerse con el mando de la situación. Especialmente embarazoso fue cuando la «dinámica» –Broncano dixit– se distrajo por el color fucsia del top que llevaba puesto una espectadora, que el cómico definió como «rosa Fukushima» y Sandra «rosa cáncer mal», aunque inmediatamente pidió perdón por la burrada.
Así, entre canciones –con lo que Sandra definió como «escucha milennial: un poco el principio y un poco el final»– y vídeos de ‘Como anoche’, promoción del concierto que ofrecen el próximo 28 de febrero en la Sala But de Madrid, y algunos detalles técnicos sobre su manera de componer las canciones, finalmente culminaron haciendo una actuación en directo con la complicidad de los músicos del programa, Ricardo Castella y Grison. Delaporte comenzaron interpretando su hit ‘Un jardín‘ que, en una broma recurrente del programa (ya vimos en las mismas a Hinds y Zahara), derivó en ‘Ritmo de la noche’. Confiamos en que la entrevista que haremos en unas horas con los mismos Delaporte sea algo más ¿ordenada?
Este miércoles se ha presentado en el Hotel ME de Madrid la programación de Mallorca Live, que llega este 2019 a su cuarta edición. La rueda de prensa, que comenzaba con 45 minutos de retraso, contó con la presencia de Alfonso Rodríguez Badal, Alcalde de Calvià, entre otras personalidades y patrocinadores, así como con algunos de los artistas que forman parte del cartel, como Dellafuente, Fuel Fandango, algunos miembros de Viva Suecia y Novedades Carminha. Foto: Andrés Iglesias.
Al cartel en el que ya se habían confirmado Jamiroquai con su única actuación en España este año, Vetusta Morla, Two Door Cinema Club y Amaia, se añadían nuevos nombres como The Vaccines, Mathew Jonson, Fuel Fandango, Second, Babasónicos, Dengue Dengue Dengue y Ramón Mirabet. Sebastián Vera, director artístico del festival, confesaba en la rueda de prensa que desde la dirección tenían que haberle «convencido» de la nueva deriva editorial de Mallorca Live, pero ahora se mostraba orgulloso de plantear un festival en el que «conviven La Pegatina con Viva Suecia”, quienes por cierto acaban de terminar de grabar su nuevo disco, con un single previsto para mayo. Hay que recordar que Mallorca Live había empezado con una línea un tanto más decidida por lo chill y hippie con Morcheeba como cabeza de cartel, pero en los últimos tiempos se ha abierto a otros estilos, llegando a superar las 36.000 asistencias en la edición de 2018, sumando los dos días. “Los nuevos artistas nos hacen comprender que hay que romper barreras”, decía Vera.
La líder de Fuel Fandango, que son de los afortunados en tocar en la primera edición y en repetir ahora, agradeció la variedad y la amplitud de miras porque «así es como son los festivales fuera de España”, hablando de que “así se aporta a la cultura” y de que “a la gente nos gusta mezclarlo todo”. El dúo celebra sus 10 años en la música y sacará disco a finales de 2019. La organización insistió también en la apuesta por la música electrónica, de Laurent Garnier a Maya Jane Coles pasando por el gallego Baiuca; así como en la programación de artistas y dj’s de Baleares. La cita será en el Antigüo Aquapark de Calviá, los días 10 y 11 de mayo de 2019, insistiéndose varias veces durante la rueda en la cercanía de la “piscina colgante más grande de Europa”.
El nuevo fichaje de Mushroom Pillow es un grupo de Castellón llamado Novio Caballo y sí, se han inspirado en la que llaman «la novela gráfica más gamberra (y romántica) de 2018», ‘Mi Novio Caballo’ de Xiomara Correa. El sello de Triángulo de Amor Bizarro o El Columpio Asesino los ha bautizado como una mezcla entre estos últimos y McNamara, y también encontramos en ellos restos de proyectos como León Benavente, los Radio Futura más esquivos o los Fasenuova más accesibles.
Oficialmente llegan «para aportar su granito de arena a la noche, la fiesta y al revival del bakalao, y también a devolver a la música la irreverencia, el sudapollismo ilustrado y la lujuria», y el primer single con el que se presentan ante el gran público es de corte apocalíptico. Se llama ‘Jesús es negro’, reta inmediatamente después de su machacón título «Si te sientes idiota, estás en lo cierto», mientras las estrofas hablan de «cada mentira que dice la gente» y de no «dar por cierta cada mierda que ves».
Luis M. Chafer, Fede Trillo, Nacho Galí, David Marco y Javi Gascón entregan una canción muy festivalera y agitada, con la que no es difícil imaginar dando botes a las personas que han seguido a grupos tan dispares de este siglo como Mendetz (por lo que tienen de electrónica), Guadalupe Plata (por lo que tienen de rock) o Varry Brava (por lo que tienen de divertido). Produce Carlos Hernández y, por cierto, como es habitual en Mushroom, ha gustado más fuera que aquí: de momento ha calado mucho más en las playlists de novedades de México que en las españolas.
Además de por su gran fecundidad creativa –han publicado 4 álbumes y 3 EPs desde 2013, y tienen un nuevo disco, ‘Eton Alive‘, a punto de salir al mercado–, el dúo Sleaford Mods es bien conocido por sus pocos remilgos para poner de vuelta y media a los grandes tótems del rock británico. Sus sonoras opiniones sobre Bono de U2 –»un enorme gilipollas»–, Alex Turner de Arctic Monkeys –»no queda rock ‘n roll en él»– o Kasabian –»ese gilipollas sigue diciendo que el rock ha muerto; (…) no ha muerto, se ha vuelto verde y se ha perdido por la punta de mi polla»– han llenado titulares, especialmente en la prensa británica.
Y ahora también le ha llegado el turno a artistas alternativos, con un estatus de popularidad similar al suyo. El deslenguado Jason Williamson arremetía días atrás contra una de las grandes revelaciones –no para los BRITs– del rock británico, IDLES. Durante un cuestionario con los lectores de The Guardian, el vocalista decía de ellos que se habían apropiado de «la voz de la clase trabajadora». Aunque reconoce que le caían bien y que le gustó su debut, ‘Brutalism’ (aunque no era «su rollo»), piensa que su posicionamiento sobre cuestiones sociales y políticas en su segundo disco ‘Joy as an Act of Resistance‘ era una pose: «la música no puede resolver problemas políticos. Y creo que su postura sobre eso es un cliché, proteccionista, insultante y mediocre», añadió, sentenciando que «no le gustan en absoluto » y aclarando que su propio grupo no abandera al proletariado, que simplemente se dedican a contar lo que ven a su alrededor. Curiosamente, ambos grupos coinciden en el cartel de Bilbao BBK Live 2019.
Pero no ha quedado ahí la cosa: Fat White Family, que casualmente también están a punto de publicar nuevo disco (‘Serfs Up!’, en abril), se metieron en el fregado sin que nadie les llamara. En un post de Facebook que mostraba las fechas de su gira de presentación, coincidían en arremeter contra IDLES: «lo último que necesita nuestra cada vez más puritana sociedad es que unos auto-castrados bustos de clase media nos digan que seamos buenos con los inmigrantes», en referencia a su single ‘Danny Nedelko‘. Pero, ya que estaban, también tenían lo suyo para el dúo de Nottingham: «Dicho esto, ¿cuánto tiempo más van a seguir Sleaford Mods cantando sobre salarios de mierda y kebabs? Son sólo dos y no tienen equipo técnico», remachaba. Evidentemente, Williamson no ha permanecido callado ante la afrenta y ha calificado a Fat White Family en Twitter como «un grupo de versiones de Moby de cuarta división queriendo vender algunas entradas». ¿Para cuándo una gira conjunta de todos ellos bajo el nombre de «Ego and Testosterone Tour»?
It’s all gone a bit WWF this. I answered a question from someone at a QnA last week. That was it. So what. I also didn’t realise it would be fair game for some D lister Moby Covers band looking to shift gig tickets. I mean that’s just fuckin finished me.
Gimnástica, a quienes quizá recuerdes por el vigor de ‘Caléndula’, tienen nuevo single extraído de su disco de finales de 2018, ‘Líquido’. El elegido es ‘El viaje de caracol’ y a la par que lo suben a las plataformas de streaming con su correspondiente portada, estrenamos un vídeo dirigido por Juanma Requena en el que vemos a la protagonista huyendo de sus propios miedos, mientras una sucesión de números se cruza por su camino.
El director se ha inspirado para la realización en la sucesión de Fibonacci, una sucesión matemática que se realiza sumando los 2 números inmediatamente anteriores (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34…). Partiendo del número 6765 vamos asistiendo a una inquietante cuenta atrás de esos números, mientras la protagonista tiene que ir dándose cuenta de que el equilibrio entre «la mente, la sabiduría y la ira» que plantea el sabio que aparece en la letra y en el vídeo está en ella misma. Todo ello apegado a un sonido y a una estética próxima a los Arctic Monkeys de ‘AM’.
Dice la nota de prensa: «Mientras la protagonista huye en la búsqueda de la autorrealización, se da cuenta de que solo podrá alcanzar ese estado enfrentándose a sus miedos. Gracias a un viaje psicodélico («el del caracol» del título de la canción) puede orientarse en esa espiral, y comprender que toda la determinación y autorrealización que siempre ha buscado, siempre residió en ella y estuvo a su alcance, en su origen». Al final de la cuenta atrás, vemos a la banda recreándose en la interpretación de un tema que va in crescendo, sujetándose en su estribillo «si me dejo llevar, puede partirme por la mitad: duele». Os dejamos con el vídeo y con las próximas fechas de Gimnástica:
14/03 – Barcelona – Sidecar (+ Uniforms)
15/03 – Alicante – Sala Stereo (+ Uniforms)
28/03 – Madrid – Costello Club
29/03 – Jaén – El Mercado (+ Uniforms)
29/06 – Gijón – Festival Metrópoli
15/08 – Almería – Cooltural Fest
En los últimos tiempos hablamos mucho de bandas nuevas como IDLES, Shame o Fontaines D.C. como salvadores del rock más contundente y aguerrido… y parece que nos olvidamos de bandas que llevan años en activo y demostrando su infalibilidad en tesituras muy similares. Pero ya sabemos que el pop vive de la excitación de la novedad constante. Una de esas bandas que lleva agitándonos física y mentalmente a base de voces, guitarras, bajos y baterías aporreadas al máximo de fiereza son Cloud Nothings.
El grupo de Dylan Baldi, con una formación ya más que consolidada, no había publicado un mal disco hasta la fecha, especialmente desde el brutal ‘Attack On Memory’, uno de los mejores discos de 2012. Y eso incluye ‘Here and Nowhere Else‘ y, pese a las críticas por su inclinación hacia el pop (“new age”, lo llamó Baldi), su penúltimo trabajo de estudio ‘Life Without Sound’, también muy notable. A finales del pasado año publicaron un nuevo trabajo, ‘Last Building Burning’, producido por Randall Dunn (Sunn O))), Wolves in the Throne Room) y que, en contraste con su predecesor, pretendía capturar la energía del directo en lugar de experimentar con sus capacidades en el estudio.
Este disco pareció quedar algo sepultado por la casi inabarcable vorágine de novedades del último cuatrimestre, y, pese a contar con buenas críticas (algunas muy buenas) tampoco eso se tradujo en una presencia destacada en los resúmenes de 2018 de la mayoría de publicaciones. ¿Significaba eso que el grupo de Cleveland había perdido el mojo? Nada más lejos de la realidad. Quizá ese afán por la novedad o por otro tipo de sonidos de temporada, lo relegara, pero ‘Last Building Burning’ vale mucho la pena.
Y es que ese afán por reproducir la vibración que el cuarteto alcanza en sus conciertos se traduce en una verdadera apisonadora sonora de hardcore punk rock como pocas. En poco más de media hora, Cloud Nothings nos cogen por las solapas desde el impetuoso arranque de ‘On An Edge’ y nos zarandean sin piedad hasta que termina el último segundo de la explosiva y casi luminosa ‘Another Way of Life’. Malencarados, sin tantos ganchos melódicos como en su anterior disco (aunque con los suficientes como para ser memorable) y con unas letras algo más oscuras que de costumbre (aunque Baldi habla del disco como una celebración vital), el grupo ruge tan alto como siempre en temas como las dinosaurjuniorescas ‘Leave Him Now’ y ‘Offer An End’, la atropellada ‘In Shame’, o una ‘The Echo of the World’ con cierto deje melódico a lo Death Cab For Cutie, que acabe en una espiral ascendente de ruido.
Aunque ninguna de ellas alcanza las cotas de energía, vibración y emoción de ‘Dissolution’, la verdadera gran joya de ‘Last Building Burning’. Una pieza sólo por la cual ya valdría la pena este disco, el perfecto ejemplo de cómo un grupo puede sonar nuevo y sorprender aún manteniéndose perfectamente fieles a sí mismos: en sus casi 11 minutos, Cloud Nothings se erigen en leyenda para los que seguimos escuchando tras esos tres primeros minutos de atribulado hardcore pop que nos introducen en una nube de feedback y platillos de la que sólo es posible salir dejándose llevar por la cadencia de esos redobles de batería que nos precipitan lentamente hacia una volcánica catarsis final. Una verdadera gozada que nos recuerda el calado de la obra de Cloud Nothings, que quizá en unos años sea puesta en valor.
Cloud Nothings están esta semana en España presentando ‘Last Building Burning’: el jueves, 21 de febrero, actúan en la Sala Dabadaba de Donosti; el viernes, 22 de febrero, en la Sala 0 de Madrid; el sábado 23, en La Marina de Valencia; y, por último, el domingo 24 en la Sala Apolo de Barcelona. Toda la info sobre entradas, en su página web.
Calificación: 7,9/10 Lo mejor: ‘Dissolution’, ‘Leave Him Now’, ‘The Echo of the World’, ‘Another Way of Life’ Te gustará si te gusta: Fugazi, Japandroids, No Age, IDLES Escúchalo: Spotify
Si bien este año los BRITS, galardones que entrega la industria musical británica, parecían más inciertos que nunca tras conocer sus nominados, realmente no ha habido grandes sorpresas entre los premiados. Los grandes ganadores de la noche, de manera bastante previsible, fueron The 1975, elegidos Grupo británico del año y, sobre todo, llevándose el premio gordo de la noche, Álbum británico del año por el fantástico ’A Brief Inquiry Into Online Relationships’.
Con el último disco de Arctic Monkeys fuera de los aspirantes (no así en el apartado de grupos, agradeciendo al grupo de Sheffield en su discurso por la «inspiración»), los álbumes de Anne-Marie, Florence + The Machine, George Ezra y Jorja Smith no parecían rivales para el trabajo de los de Matt Healy. Un Healy que, por cierto, lanzó una diatriba contra «la misoginia masculina» en la industria musical, citando un artículo de la periodista Laura Snapes en The Guardian, quizá al hilo de las recientes noticias sobre Ryan Adams.
En cuanto al resto de premios, el Single del año –el otro gran premio de la noche– fue para ‘One Kiss‘ de Dua Lipa –que no se iba de vacío tras batir un récord en la pasada edición– y Calvin Harris, que también se llevó la distinción a Productor británico del año. Jorja Smith fue Solista femenina del año, George Ezra su homónimo masculino, Tom Walker el Artista revelación –por delante de IDLES, Jorja Smith, Ella Mai y Mabel– y Little Mix se fueron a casa con el premio al Vídeo del año, por aquel de ‘Woman Like Me‘ en que Nicki Minaj aparecía «hecha un cuadro». Ed Sheeran se llevó un premio al éxito global y, en el plano internacional, The Carters fueron distinguidos como Mejor grupo (WTF?!) y Drake y Ariana Grande, Mejores solistas. Consulta aquí el palmarés completo.
Y, en sintonía con la discreción de esta edición de los propios premios, no hubo actuaciones en directo durante la gala de entrega celebrada en Londres que, a priori, fueran demasiado esperadas. Aparte de la introducción con Hugh Jackman interpretando un número de ‘The Greatest Showman’, la gran (y única) estrella internacional de la noche fue P!nk, que interpretó un medley que comenzó con su nuevo single, ‘Walk Me Home‘, y que contó con la participación de Dan Smith de Bastille en ‘Give Me a Reason’. Aunque quizá fue aún más espectacular –tan sólo por la cantidad de grandes nombres que reunió en escena– la del doblemente premiado Calvin Harris, que se acompañó en escena de Rag’n’Bone Man, Sam Smith y Dua Lipa, interpretando cada uno de ellos sus respectivos éxitos recientes junto al escocés.
Una de las más llamativas fue la de The 1975 interpretando ‘Sinceruty Is Scary’, aunque sólo fuera por el coro gospel que les acompañaba, el apoyo de las pantallas para reproducir el escenario callejero de su vídeo oficial… y por el gorro de Pikachu que llevaba Matt. Estuvo fantástica Jorja Smith –pese a algún inesperado desafine– interpretando una emotiva ‘Don’t Watch Me Cry’ con el único acompañamiento de un piano. También fue bastante llamativa la interpretación que Jess Glynne hizo de su tema ‘Thursday’, acompañada por la reciente ganadora de un Grammy H.E.R. y del simbolismo de una enorme hilera de mujeres desmaquillándose ante el espejo. George Ezra interpretó la certera ‘Shotgun’ con su grupo apoyado por una extensa brass band. Y Little Mix ofrecieron el gran momento pop de la noche, con una escenificación del premiado ‘Woman Like Me’ junto a una cohorte de bailarines y la rapera Ms. Banks sustituyendo –con un verso propio– a su amiga y valedora Nicki Minaj.