Inicio Blog Página 724

Fangoria, Christina Aguilera, Chromatics, Angel Olsen, Carly Rae Jepsen y Ferran Palau, entre lo más votado de JNSP

3

Amaia continúa una semana más en la cima de lo más votado de JENESAISPOP, pero ahora lo hace con ‘Quiero que vengas’ en lugar de ‘Quedará en nuestra mente’, el tercer single de su álbum ‘Pero no pasa nada’. Esta semana entran en la tabla lo nuevo de Fangoria, Christina Aguilera, Chromatics, Angel Olsen, Carly Rae Jepsen y Ferran Palau, al tiempo que hay que despedirse de ‘Con altura’, ‘Gone’ y ‘Tempo’, ya con 10 semanas en lista y en la parte baja de la misma. Podéis escuchar nuestra última lista de novedades y votar por vuestras canciones favoritas, aquí.

Top Ant. Peak Sem. Canción Artista
1 2 2 3 Quiero que vengas Amaia Vota
2 1 1 10 Quedará en nuestra mente Amaia Vota
3 3 1 23 El relámpago Amaia Vota
4 40 4 2 Esa música Parade Vota
5 5 3 7 The Greatest Lana del Rey Vota
6 6 1 Un boomerang Fangoria Vota
7 6 2 19 Aute Cuture Rosalía Vota
8 14 1 15 God Control Madonna Vota
9 24 6 8 Lover Taylor Swift Vota
10 12 2 28 bad guy Billie Eilish Vota
11 9 6 5 ¿Qué? La Bien Querida Vota
12 10 3 9 Looking for America Lana del Rey Vota
13 18 3 4 Dreamland Pet Shop Boys, Years and Years Vota
14 8 1 63 Pienso en tu mirá Rosalía Vota
15 4 4 3 Cola de pez Miss Caffeina, La Casa Azul, Javiera Mena Vota
16 16 1 Haunted Heart Christina Aguilera Vota
17 7 3 14 Milionària Rosalía Vota
18 11 2 4 Really don’t like u Tove Lo, Kylie Minogue Vota
19 17 1 20 Crave Madonna, Swae Lee Vota
20 20 1 You’re No Good Chromatics Vota
21 16 2 26 Con altura Rosalía, J Balvin, El Guincho Vota
22 13 13 2 Me envenenas La Bien Querida Vota
23 25 15 5 Slide Away Miley Cyrus Vota
24 15 9 12 Gone Charli XCX, Christine and the Queens Vota
25 21 21 3 Vas hablando mal de mí Los Punsetes Vota
26 26 1 All Mirrors Angel Olsen Vota
27 19 10 8 Motivation Normani Vota
28 22 22 5 all the good girls go to hell Billie Eilish Vota
29 38 29 2 The Way I Feel Keane Vota
30 30 1 Want You In My Room Carly Rae Jepsen Vota
31 20 20 3 Nuestro tiempo Amaral Vota
32 28 21 9 Autoestima Cupido Vota
33 33 29 9 Can’t Believe the Way We Flow James Blake Vota
34 39 34 2 Boy Band Manel Vota
35 31 14 6 Heavenly Cigarettes After Sex Vota
36 34 31 4 A Boy Is a Gun Tyler the Creator Vota
37 23 16 5 Violence Grimes, i_o Vota
38 26 13 5 Barrio Mahmood Vota
39 36 24 10 Tempo Lizzo, Missy Elliott Vota
40 40 1 Univers Ferran Palau Vota
Candidatos Canción Artista
White Mercedes Charli XCX Vota
Engine of Paradise Adam Green Vota
Going Norway Girlband Vota
Love & Emotion MarthaGunn Vota
Duelo Gaua Vota
Home Caribou Vota
Sober SebastiAn Vota
Dead Girl In The Pool girl in red Vota
Huir El Columpio Asesino Vota
El roce Single Vota
Zoo Eyes Aldous Harding Vota
Driving Poliça Vota
¿Qué tendrá? Rata Negra Vota
Lights Up Harry Styles Vota
Canción para los obreros de SEAT Fuerza nueva Vota

Vota por todas las canciones que te gusten

Ver resultados

Cargando ... Cargando ...

Conmoción por la muerte a los 25 años de Sulli, estrella del k-pop

27

Tal y como ha desvelado la agencia coreana de noticias Yonhap News, la estrella del k-pop Sulli ha sido hallada muerta en su apartamento por su mánager. Aunque hay una investigación policial en marcha, las últimas informaciones apuntan a que se habría tratado de un suicidio. SM Entertainment, la compañía/sello/productora responsable de la carrera musical de Sulli, ha emitido un comunicado confirmando la noticia que, dicen, «no pueden creer», a la vez que piden que no se especule con informaciones no contrastadas que puedan hacer más daño a su familia.

De nombre real Choi Jin-ri, Sulli había reaparecido este año con el EP en solitario ‘Goblin‘ tras un hiato en su carrera musical. En el vídeo de su canción principal lanzado este verano, que hoy pone los pelos de punta, la cantante y actriz revelaba sufrir un trastorno disociativo de la personalidad, que la había llevado a pensar «en terminar con ello».

Sulli se dio a conocer en Corea del Norte como actriz infantil, cuando tan solo contaba con once años. En 2009 fue elegida como integrante de la girl-band f(x), con la que consiguió éxitos como ‘LA Cha TA’ o ‘Pinnocchio (Danger)’. Sin embargo, cinco años después, Jin Ri anunció que se retiraba temporalmente, «agotada física y mentalmente por los comentarios negativos y falsos rumores» sobre ella. Su reaparición de hace unos meses hacía suponer que estaba recuperada de esos problemas, pero su trágico final invita a pensar que en realidad no era así.



El Columpio Asesino reciclan la truculencia de la noche por la vía de LCD Soundsystem en ‘Huir’

4

La pasada semana estuvo marcada por el regreso medio inesperado –no por nada llegamos a incluirles en un listado de grupos que se habían despedido «a la francesa»– de El Columpio Asesino. El grupo pamplonés, que aseguraba seguir trabajando, pero a su ritmo, ha regresado con ‘Huir’, su primera canción nueva desde que editaran en 2014 el disco ‘Ballenas muertas en San Sebastián‘. Y la espera desde luego ha valido la pena aunque solo sea porque trae un giro en su sonido que, sin perder su esencia, sorprende.

Y es que este single publicado en la que parece ser su nueva casa discográfica, Oso Polita (Uniforms, Garbayo, Venturi…) conserva ese perturbador ambiente oscuro que caracteriza al grupo. Máxime cuando su letra parece un eco de la truculencia del mundo de la noche que protagonizaba su himno ‘Toro’, desde la distancia que dan los ocho años transcurridos desde la publicación de ‘Diamantes‘.

Con un tono a medio camino del rap y el pop, Cristina Martínez se erige en maestra de ceremonias entonando una amarga letra sobre un/a personaje que, pasado el tiempo, se resiste a abandonar el crapulismo y el consumo de sustancias sin medida. Aunque quizá lo más brillante de ‘Huir’ esté en una producción que, sin demasiado disimulo, recicla su rock de tintes kraut por la vía del funk y el house, que remite muchísimo (en sus sonidos de teclados, sobre todo) a los trabajos de LCD Soundsystem. Así las cosas, y como le sucede al grupo de James Murphy, ‘Huir’ ni siquiera necesita un estribillo en los cánones para enganchar.

Mención aparte merece el clip pre-estrenado por El País para la canción que ha dirigido Haritz Zubillaga (‘El ataud de cristal’, ‘Las horas muertas’), con hechuras de gran producción: el vídeo nos sumerge a través de la actriz y directora Irene Bau (‘Todo es mentira’, ‘Menos que cero’) en ese submundo de traición, espejismos y sombras que disfrazan la realidad al que remite su letra. Sin aclarar de momento si ‘Huir’ forma parte de un nuevo álbum ni, si es así, cuándo llegará a nosotros, El Columpio Asesino presentarán esta nueva canción en la programación de BIME 2019 –31 de octubre– y, también, en la fiesta 25 aniversario de la revista Mondo Sonoro en Madrid –7 de noviembre, La Riviera–.

Kanye West anuncia una nueva fecha para ‘Jesus Is King’: ¿debemos tener fe a estas alturas?

16

Llevamos varias semanas aguardando a que Kanye West se decida a publicar el anunciado álbum ‘Jesus Is King‘… y nada, que no llega. Quizá intentando que no le ocurra como con ‘The Life of Pablo’, que llegó a modificar varias veces después de haberlo publicado, West está intentando «mejorar» al máximo su nuevo álbum… aunque parece que se le está yendo (una vez más) de las manos. Y es que este disco de música gospel y espiritual es una versión evolucionada de ‘Yandhi‘, el trabajo que anunció hace alrededor de un año y pospuso después sin fecha.

Hace varias semanas, su esposa Kim Kardashian publicó en sus redes sociales el tracklist de este trabajo y aseguró que se publicaría el viernes 27 de septiembre. Lo cual no sucedió ese día, ni tampoco el siguiente domingo, como también llegó a decir. La verdad es que por eso ya no podemos confiar en nada que ella o West digan al respecto y no lo creeremos hasta que no lo veamos… pero este sábado el rapero ha anunciado, según Forbes, una nueva fecha: sería el próximo 25 de octubre –es decir, el viernes de la próxima semana–, coincidiendo con el estreno del documental/película de mismo título que se presenta en cines Imax de EEUU.

Así lo anunció el propio Kanye en la presentación del Sunday Service –una suerte de misas musicales que viene practicando durante todo este año– que celebró este sábado en la Universidad George Washington. «Lo estoy haciendo mejor (Nde: en referencia a ‘Jesus Is King’) para todos vosotros», dijo en ese «oficio». Dado que sus canciones están siendo difundidas en esos conciertos-misa, también están trascendiendo detalles del disco: parece que la imagen que acompaña estas líneas sería su portada e incluso se conocen los nombres de varios colaboradores. De forma poco sorprendente Nicki Minaj, Ty Dolla $ign o Clipse participarían en él. Pero sí llama la atención la presencia de un Kenny G que, no, no es un nuevo rapero aunque su nombre pueda invitar a pensarlo. Y es que parece que aquel regalo de San Valentín que Kanye le hizo a Kim, con el célebre saxofonista tocando en privado para ellos, derivó también en un solo que se incluye en el corte ‘Use This Gospel for Protection’. ¿Podremos escucharlo al fin el día 25? ¿Debemos creer?

Mala Rodríguez anuncia ‘Dame bien’, primer single tras ganar el Premio Nacional de Músicas Actuales

13

El pasado viernes vimos cómo otra mujer –después de que el año pasado lograra el mismo galardón Christina Rosenvinge– recibía el Premio Nacional de Músicas Actuales, que concede el Ministerio de Cultura y Deporte y que está dotado con 30.000 euros. Se trataba de Mala Rodríguez, destacándose su papel rompedor en las «músicas urbanas», convirtiéndose en la rapera más importante en español y abriendo camino a numerosas artistas actuales que la tienen como referente.

Ella ni siquiera se ha pronunciado sobre este premio ha agradecido el premio, pero ya está pensando en su próximo single: acaba de anunciar en redes sociales que «pronto» –lo cual hoy en día viene a decir que, como tarde, será este viernes– publicará un nuevo single que, tanto por su título como por sus invitados, apunta a que seguirá con la línea bailable/hedonista/latina que sostiene en el último par de años. Se titula ‘Dame bien’ y en él cuenta con Guaynaa –un joven cantante puertorriqueño que está despuntando con singles orientados al perreo como ‘Rebota‘, ‘Chicharrón’ y ‘Buyaka’– y Big Freedia –una de las artistas más veteranas de la escena queer-rap norteamericana–.

Pese a que hace 6 años que publicó su último álbum, ‘Bruja‘, Mala Rodríguez vive uno de sus mejores momentos comercialmente hablando, después de que en 2018 reapareciera acercándose sin complejos a nombres mainstream como Juan Magán (‘Usted’) o incipientes estrellas como Lola Indigo (‘Mujer bruja‘). Esta temporada, además de una versión de la sintonía de cabecera de la serie ‘Vis a vis’, ha lanzado ‘Agua segura’ con la chilena Denise Rosenthal, ‘Aguante‘ (en solitario) y ‘Tenamoras‘, con Dellafuente.

Ver esta publicación en Instagram

Muy pronto, ‘Dame Bien’… 🔥🍊

Una publicación compartida de L A M A L A (@malarodriguez) el

Chromatics / Closer to Grey

18

Chromatics han lanzado nuevo disco sin previo aviso más que un post publicado el día antes en sus redes, en martes (?) y titulado como una canción que dieron a conocer en 2014. Si esta información ya sugiere que ‘Closer to Grey’ no es exactamente el gran sucesor de ‘Kill for Love‘ que todo el mundo espera en realidad de ‘Dear Tommy’, ese álbum de Chromatics anunciado precisamente en 2014 que, tras rehacerlo Johnny Jewel de cero, sigue sin ver la luz aunque se espera (otra vez) para este otoño; este nuevo álbum del grupo de Portland, Oregon abre con una versión de ‘The Sound of Silence’ de Simon & Garfunkel… ¿En serio? De entrada, la cosa no pinta demasiado bien y por un momento parece que el grupo nos ha tomado el pelo con un álbum de covers: ¿no será esa ‘You’re No Good’ una versión de Linda Ronstadt?

Para ser justos, las versiones que han hecho Chromatics de algunas de sus canciones favoritas han solido molar bastante (ahí están sus revisiones de clásicos de Kate Bush o Bruce Springsteen) y su atmosférica interpretación del clásico de Simon & Garfunkel termina teniendo bastante sentido dentro de ‘Closer to Grey’, más que nada cuando llega la pista 7, ‘Move a Mountain’, una bonita balada pastoral con flautas que parece rescatada de los años 60 y que se encuentra entre lo mejor del disco (también cuando suena la guitarra acústica del interludio ‘Through the Looking Glass’). ¿Pero no es ‘The Sound of Silence’ una canción demasiado popular incluso a día de hoy (atentos a sus streamings en Spotify) como para que el grupo decida abrir con ella un nuevo álbum de composiciones originales?

Pasada la confusión con la apertura de ‘Closer to Grey’, Chromatics sí han vuelto en este nuevo trabajo a construir un pequeño mundo en el que sumergirse de noche, lleno de teclados decadentes, ambientes narcotizados, ritmos post-disco y new-wave y referencias al post-punk o incluso a balada pop clásica como mencionamos, todo bien atado gracias a la mimada producción de Jewel y a la inexpresiva voz (y por eso encantadora) de Radelet. ‘You’re No Good’ es efectivamente una canción original y su triste glamour disco resume perfectamente la esencia de Chromatics: es un nuevo hit con el que seguir queriendo a este grupo que tan influyente ha sido en la última década, llegando incluso a aparecer en la tercera temporada de ‘Twin Peaks’.

Hay más buenos temas en ‘Closer to Grey’, como el titular, que recuerda a la Ladyhawke del primer disco; ‘Twist the Knife’, con unos sintes muy Goldfrapp; o ‘Light as a Feather’, que gracias a su etérea melodía y a su precioso arreglo de teclado consigue hacernos olvidar que se sustenta en una base próxima al hip-hop. La canción, con sus referencias a caer dormido y a una mujer que «susurra secretos de los muertos», es recuperada más tarde en la instrumental ‘Love Theme from Closer to Grey’, aportando más unidad al conjunto incluso cuando suena inmediatamente después de ‘On the Wall’, que en este caso sí es una versión de Jesus & Mary Chain, y además muy digna.

Aunque Chromatics siguen manejando la atmósfera como nadie y ‘Closer to Grey’ vuelve a ser un disco perfecto para escuchar durante largas noches en coche, no contiene la coherencia interna de ‘Kill for Love’ ni el magnetismo de ‘Night Drive’… ni tampoco un gran himno como ‘I Can Never Be Myself When You’re Around’. En realidad, da la impresión de que Chromatics han querido apaciguar la espera de sus fans hacia ‘Dear Tommy’ sacando un álbum que reuniera algunas de las mejores canciones que han compuesto en el último lustro, sin que ninguna de ellas logre impactar tanto como sus grandes clásicos. Es una decisión legítima, pero el mito de ‘Dear Tommy’ sigue siendo lo mejor que han construido Chromatics desde ‘Kill for Love’.

Calificación: 7/10
Lo mejor: ‘You’re No Good’, ‘Closer to Grey’, ‘Light as a Feather’, ‘Move a Mountain’
Te gustará si te gusta: Nite Jewels, Dam-Funk, por supuesto Chromatics y todo el rollo ‘Drive’
Escúchalo: Spotify

Revelación o Timo: MarthaGunn, «música pop con el pelo largo» para fans del rock con altas dosis de guitarra y melodía

1

MarthaGunn son un quinteto de Brighton formado por Abi Woodman, Max Hunter, Humphrey Luck, Ally Mackay y Frankie Sparrowhawk. El grupo toma su nombre del de un conocido personaje de su ciudad, una operaria de los baños femeninos del siglo XVII que era conocida en toda Inglaterra como «venerable sacerdotisa de las termas», y que resulta ser antepasada de Abi, la cantante.

Con tan solo tres canciones originales publicadas en Spotify además de una versión de Lizzo pese a haberse formado en 2014, MarthaGunn son el típico grupo que promete conquistar a fans de Yeah Yeah Yeahs, Wolf Alice, Honeyblood o los Sunflower Beans más rockeros. Ellos mencionan entre sus influencias tanto a los Eagles y a Fleetwood Mac como a Tame Impala y Mistery Jets, dicen que les gustaría telonear a Queen y a Guns ‘N Roses «si se reformaran» y bromean con que su canción favorita es ‘Macarena’. Con estos datos queda claro que MarthaGunn son un grupo de rock aficionado a los guitarrazos intensos tanto como a las buenas melodías (ellos dicen que hacen «música pop con el pelo largo»), pero para terminar de comprender su estilo hay que destacar la potente y expresiva voz de su cantante, muy Anna Calvi en su timbre ronco y en su vibrato casi operístico. No en vano, la canción de Lizzo que han versionado es ‘Cuz I Love You’, y Abi desde luego se luce.

Pero MarthaGunn no necesitan cantar canciones de otros porque las suyas propias son lo suficientemente buenas como para atraer a su propio público. Ahí está ‘Love & Emotion’ con sus guitarras arrolladoras y emocionante estribillo; el intensísimo pop-rock de ‘Saint Cecilia’ perfecto para elevar almas en cualquier concierto; o la primera canción que la banda ha escrito, ‘Honey, Let Me Know’, en la que caben tanto guitarras más post-punk como una melodía un tanto Wild Beasts. Los de Brighton telonean Palace en España y el 17 de octubre estarán en la sala Razzmatazz de Barcelona, el 18 de octubre en la Sala El Sol de Madrid y el 19 de octubre en el Loco Club de Valencia: imperdible oportunidad para descubrir cuán buenas son estas canciones en directo. Dado el éxito de público que ha tenido el grupo recientemente, pinta a que mucho.



Escucha y suscríbete a la playlist «Revelación o Timo»:

Single vuelven a sus orígenes en ‘El roce’, con colaboración no sólo gráfica de Javier Aramburu (Family)

4

Según anunciaba el grupo días atrás, Single publican este próximo viernes, 18 de octubre, ‘El Roce’, primer anticipo del próximo álbum que el dúo formado por Teresa Iturrioz e Ibon Errazkin publicarán en febrero de 2020. Y la canción que da nombre a este single, que se editará en un 7″ de edición limitada a 500 copias, se adelanta hoy con un lyric-video dirigido por Javier Aramburu, autor, como es habitual en toda su carrera (también de grupos como Los Planetas), de la preciosa portada con que se envuelve este lanzamiento.

‘El roce’ supone un reencuentro con el perfil más acústico –aunque es imposible obviar los preciosos detalles eléctricos que suma Ibon– y delicado del dúo donostiarra que, como reconoce el propio texto promocional de Elefant Records, remite un poco a sus inicios en Le Mans. El clip se basa en las citadas ilustraciones de Teresa que Aramburu ha creado para portada y contra del single, sobre la que se despliega un poético texto sobre un amor y un deseo incipientes, adornado con animaciones también creadas por el que fuera miembro de los míticos Family.

Y, atención, la gráfica no es la única colaboración que aporta el pintor y diseñador a ‘El roce’, puesto que la cara B del 7″ está protagonizada por una versión alternativa de la canción –titulada ‘Un roce al paso’– en la que, por primera vez en más de dos décadas, escucharemos su voz en una nueva grabación: Aramburu recita en ella el poema de Luis Cernuda ‘No decía palabras’.

Ese próximo trabajo que llega en las primeras semanas de 2020 será el primer álbum de Single en 5 años, desde que en 2014 publicaran el soberbio ‘Rea‘. Es además su quinto trabajo de estudio como Single, proyecto en el que que Teresa e Ibon se reunieran musicalmente tras la escisión de Le Mans, uno de los grupos fundamentales del panorama independiente español de los 90.

Camila Cabello intenta resucitar sus últimos singles vestida de María Antonieta en SNL

21

Camila Cabello ha publicado 4 temas de su próximo proyecto artístico, un álbum llamado ‘Romance’ del que de momento se desconoce la fecha de publicación. Las canciones reciben los nombres de ‘Liar’, ‘Shameless’, ‘Cry for Me’ y finalmente el pasado viernes ‘Easy’. De momento ‘Liar’ es la que mejor ha funcionado en las listas, si bien no ha pasado del puesto 54 en Estados Unidos (ahora mismo baja al puesto 61) y del número 27 en Reino Unido (esta semana marca máximo). Es decir está muy lejos de igualar los logros de ‘Havana’ o más recientemente su dúo junto a Shawn Mendes: ‘Señorita’ es uno de los temas más populares del año.

La cantante ha acudido a Saturday Night Live para promocionar su proyecto y allí ha interpretado ‘Cry for Me’ con un vestuario tipo Versalles que sólo puede recordar a la icónica participación de Madonna en los premios MTV de 1990 interpretando ‘Vogue’; y después la balada ‘Easy’ ya desprovista de tanta parafernalia.

Aunque los vídeos de Saturday Night Live no pueden verse desde España, pues están geolocalizados, últimamente (así sucedió también con Billie Eilish) podemos encontrarlos en los perfiles de los propios artistas. ¿Lograrán estas actuaciones resucitar especialmente ‘Cry for Me’ después de que el tema no haya entrado en las listas internacionales?


Adam Green / Engine of Paradise

6

Las redes sociales y la página web de Adam Green son de lo más erráticas, a la altura de la desigual discografía del ex-Moldy Peaches. Afortunadamente, su apartado en la web del sello de Danger Mouse, 30th Century Records, clarifica un poco de qué va ‘Engine of Paradise’, nuevo disco de la figura del anti-folk. Lanzado simultáneamente con una novela gráfica titulada ‘War and Paradise’ –una auténtica ida de olla que puede descargarse libremente en pdf–, no es exactamente la sintonía de este libro pero, dado que fue creado en “el mismo espacio mental”, sí gira en torno a los mismos temas: “la lucha de los humanos contra las máquinas, el encuentro de la espiritualidad con las máquinas, y la relación bidireccional entre la vida y el estado posterior”. Pero que nadie se asuste, no es todo tan solemne y grave como parece, porque esto se traduce, en el plano del cómic, en una aventura de un personaje delirante, Mister Pausanius, que viaja a la “Ciudad Normal” para visitar a su padrastro enfermo y, tras coincidir con Kurt Cobain y Donald Trump, se ve inmerso en una guerra contra los insectos-robot que comparten mundo con los humanos.

Al contrario, todo este delirio freak se traduce en el lado musical en el disco más directo, amable y fácil –también quizá el mejor– que haya parido Adam Green desde el maravilloso ‘Friends of Mine’. Y es que ‘Engine of Paradise’, al contrario que ‘Aladdin’ –que contenía momentos maravillosos aderezados con otros intrascendentes que lo enfangaban– es una obra libre de morralla: 9 canciones redondas y preciosas en poco más de 20 minutos, en las que Green se esmera en las melodías y arreglos más bonitos, elegantes y dulces que haya creado en tres lustros. Lo de menos, entonces, es de qué traten sus letras –que, por otra parte, aparentan ser mucho menos marcianas de lo que la bio del álbum indica– e incluso que en ellas hayan colaborado nombres del calado de James Richardson (MGMT), Jonathan Rado (de Foxygen) y Florence Welch (¡nada menos!). De hecho, los tres pasan prácticamente desapercibidos (se intuyen, eso sí, los coros de la estrella británica en la crepuscular, muy Lee Hazlewood, ‘Cheating On a Stranger’) en aras de lo que importa, las canciones.

Así, desde el corte titular que lo abre –entre efluvios de pop-folk exquisitamente envuelto en cuerdas al más puro estilo Harry Nilsson– hasta una ‘Reasonable Man’ que pone en común a Brian Wilson y Phil Spector, nada sobra en ‘Engine of Paradise’. La producción de Loren Humphrey (miembro de Guards y batería de los últimos álbumes de Lana Del Rey, Florence + The Machine, Arctic Monkeys, nada menos) es una auténtica delicia que potencia temas sencillos y encantadores como ‘Freeze My Love’, ‘Wines and Champagnes’, ‘Let’s Get Moving’ o ‘Gather Round’, ante los que sólo cabe dejarse llevar y disfrutar. Las tibias críticas que está recibiendo ‘Engine of Paradise’ dan cuenta de lo cínico que se ha vuelto el mundo, incapaz de reconocer que Adam Green, pese a su incorregible excentricidad, ha vuelto a su mejor versión.

Calificación: 7,7/10
Lo mejor: ‘Reasonable Man’, ‘Cheating On a Stranger’, ‘Freeze My Love’, ‘Engine of Paradise’, ‘Let’s Get Moving’
Te gustará si te gustan: Foxygen, Harry Nilsson, Woods, Lee hazlewood y, en general, el pop con tintes folk exquisitamente arreglado.
Escúchalo: Spotify

20 películas de terror y cine fantástico exhibidas en Sitges 2019 (2 de 2)

8

Publicamos la segunda parte de nuestro especial 20 películas de terror y cine fantástico exhibidas en Sitges 2019, donde el premio a Mejor Película ha sido para ‘El Hoyo’, la mejor dirección Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles por ‘Bacurau’ y los mejores actores Miles Robbins (‘Daniel Isn’t Real’) y Imogen Poots por ‘Vivarium’ Puedes recordar la primera parte del Especial Sitges, aquí.

‘Vivarium’: la deprimente vida occidental

Lorcan Finnegan mejora sustancialmente desde la pretenciosa y algo aburrida ‘Without Name’, volviendo con esta cinta que ya reseñamos a su paso por Cannes, y que personalmente me ha dejado más huella que a mi compañero Fernando García. Amparándose en una estética pop, no tan años 50 como adaptada a los tiempos de ‘Black Mirror’, ‘Vivarium’ supone una crítica feroz a esa sociedad occidental que, ¿paradójicamente?, nos lleva a vivir vidas iguales y a tener casas iguales; y al modo en que, para más inri, cavamos nuestra propia tumba por ejemplo con nuestras hipotecas. También interpretable como un retrato de la decadencia del matrimonio tradicional, ‘Vivarium’ está apenas protagonizada por Imogen Poots y Jesse Eisenberg, aunque hay que mencionar la presencia de un niño casi tan odioso como el de ‘Tenemos que hablar de Kevin‘. 8.

‘The Room’: ten cuidado con lo que deseas

Hablando de niños insoportables, esa es una de las bazas de ‘The Room’, una película en la que una habitación mágica da a sus protagonistas todo aquello que desean… pero con una particular condición. Con influencias de ‘El retrato de Dorian Gray’ y ‘El curioso caso de Benjamin Button’, Christian Volckman (‘Renacimiento’) nos lleva a un mundo de planteamientos filosóficos, dilemas éticos y universos paralelos, pero con toda la ligereza del mundo: los cuadros más ansiados por el pintor protagonista no son otros que la Gioconda y el Autorretrato de Vincent Van Gogh. Boba, por tanto, y reiterativa en algunos momentos, sobrevive en última instancia gracias a un par de giros de guión. 7.

‘Little Monsters’ o Sitges para toda la familia (o casi)

¿Cabe una película con una ingenuidad casi Disney en un festival como este? Sí, si es tan ácida y está tan bien desarrollada como ‘Little Monsters’. Puede que sea una exageración llamar recatado a un film en el que al fin y al cabo aparecen zombis y hay alguna escena violenta, pero Abe Forsythe opta por convertir todo esto en un cuento edulcorado que ni Roberto Benigni. Y lo digo para bien. Desde el principio el guión es hilarante cuando nos muestra a una pareja que se lleva a matar, en ese momento recordando al cine de Woody Allen. “¡En un universo paralelo estamos pasando una tarde agradable!”, exclama en mitad de una discusión uno de los protagonistas. La trama nunca pierde esa vocación de comedia romántica, y en ese sentido se echa un poco de menos que los «little monsters» del título tengan un poco más de protagonismo, pero integrar elementos de terror en clave de humor no ha sido algo tan manido en el cine romántico, y esta película lo logra con creces. «¿Estos zombis son de los rápidos o de los lentos?», se preguntan las autoridades, bromeando sobre la historia del género en un guiño meta. Una película muy divertida y enternecedora, en la que la música cumple una función fundamental. Eso sí, no son los fans de Lady Gaga -también llamados «little monsters»- los agraciados, sino los de Taylor Swift. ‘Shake It Off’ es aquí reducida al ukelele por una estupenda Lupita Nyong’o y convertida en leit motiv de toda la cinta. ¡A bailar! 8.

‘Zombi Child’: la película social y arty sobre zombis

Seguramente se entendió mejor en Cannes que en Sitges esta lectura sobre zombis más intelectualizada que terrorífica o divertida. El director Bertrand Bonello (‘Nocturama’, ‘Saint Laurent’) sitúa la trama en varios espacios temporales, desde el Haití de los 60 hasta el París de hoy, para hacer una reflexión sobre colonialismo, en la que los zombis no son otra cosa que esclavos (o viceversa). Interesante y original en su planteamiento, la película pierde algo de fuerza en el retrato de las adolescentes pijas protagonistas, que como unas ‘Vírgenes suicidas’ desprovistas de verdadera pasión por esta vida, están más preocupadas por el amor de Menganito que por aprender algo sobre la historia de Francia, referenciada varias veces en la película. Una crítica social subyace detrás de todo esto, aunque no tan efectiva cuando los personajes están tan desdibujados que ni se puede llegar a aborrecerlos. 6.

‘The Furies’: un pequeño giro al género slasher

El director de ‘The Furies’ Tony D’Aquino presentaba a la 1 de la madrugada la película en Sitges como una pequeña reinvención del género “slasher”. Hubo que esperar hasta las 5 de la mañana para comprobarlo, pero lo cierto es que la cinta no decepcionó a casi nadie, llevándose sonoros aplausos a eso de las 6.15 de la mañana. Dos amigas son secuestradas y llevadas a un bosque en el que está teniendo lugar un siniestro juego: una serie de chicas parecen tener que escapar de sus asesinos enmascarados, cuando descubren que ese no es exactamente su objetivo si quieren seguir vivas. Entretenida y de ritmo trepidante, ‘The Furies’ casi se hace corta de más. Quizá su mayor traba es que no logra provocar la angustia de ese cine australiano, angustioso hasta lo imposible de soportar, que se ha visto recientemente, en la línea de ‘Wolf Creek’ y ‘Wolf Creek 2’. 7,5.

‘Trick’: el pinchazo de la Maratón

Para llegar a la ansiada ‘The Furies’, considerada «la perlita de la maratón «Nit del Terror» por la propia organización, hubo que tragarse antes ‘Bliss’, de calidad discutible, y una suerte de telefilme de cuatro de la tarde llamado ‘Trick’. «Trick» como juego de palabras entre Patrick, el asesino de esta película, y el «Trick or Treat» de Halloween. Jamás te lo perdonaré, Sitges 2019. Solo una ingesta realmente masiva de Coca-Cola Zero me mantuvo despierto en este capítulo de CSI alargado con música obvia y destellos de comedia involuntaria, cuyo final da muchas ganas de recuperar algún que otro novelón de Agatha Christie. Tiemblan más las piernas cuando se asoma la posibilidad de que haya ‘Trick 2’ que en toda la película. 3.

¿Dónde están las ‘Riot Girls’?

La canadiense ‘Riot Girls’ no se termina de beneficiar de la moda de peleas por la supervivencia en el instituto impuesta por ‘Stranger Things’. Con los recursos de la novela gráfica, Jovanka Vuckovic construye un relato maniqueísta de ricos contra pobres y buenos contra malos, en el que lo peor es que las «riot girls» salen bien poco. Aunque sus 80 minutos pasan volados, todo resulta demasiado predecible, haciendo muy flaco favor al movimiento reivindicativo de gente como Bikini Kill o Sleater-Kinney que titula la cinta. 5.

‘Fractured’: el thriller palomitero

Entre el cine palomitero de Netflix se encuentra desde este viernes esta película en la que el personaje interpretado por Sam Worthington ha de enfrentarse a perder por completo a su familia… por segunda vez. Tras sufrir un incidente en mitad de un viaje, el protagonista se dirige con su mujer y su hija a un hospital, donde terminará perdiendo la pista de ambas. A medio camino entre ‘Frenético’ y esas películas que confunden realidad con imaginación o locura como ‘El gabinete del doctor Caligari’ y ‘Shutter Island’, ‘Fractured’ es un entretenido thriller que, si bien modesto y de final subrayado, se las apaña para dejar un sabor de boca amargo. Destaca también la labor de Worthington, que se pasa media película tratando de hablar y lográndolo muy a duras penas, como si estuviera en mitad de una pesadilla. 7.

‘Bloodline’: ¡viva la familia!

El núcleo familiar ha sido el epicentro de un sinfín de películas exhibidas en Sitges 2019, como ha sido el caso de ‘The Lodge’, ‘Fractured’, ‘Ready or Not’, ‘Vivarium’, ‘The Room’ o ‘Dark Encounter’, solo por mencionar unas pocas. Dejando para la sociología si la familia como institución tradicional está en crisis o todo lo contrario, lo seguro es que ‘Bloodline’ es una de las más claras en su cometido, pues el protagonista, interpretado por el bellísimo Seann William Scott, está obsesionado hasta la médula por que la familia permanezca unida y bien avenida. Entre ‘Dexter’ y ‘American Psycho’, ‘Bloodline’ resulta más acertada cuando el asesino en serie desahoga su odio hacia todo lo que puede dañar a su esposa o a su madre, y más dispersa cuando además ejerce de justiciero social. Entre medias la película se pierde un poco. 6,5.

‘Paradise Hills’: la tarta envenenada de Alice Waddington

Nacho Vigalondo está en el guión de esta película que supone el debut de la bilbaína Alice Waddington y lo cierto es que ‘Paradise Hills’ dividirá tanto como los films del cineasta español, de ‘Los cronocrímenes’ a ‘Colossal’ pasando por ‘Open Windows’. ‘Paradise Hills’ es, en cambio, una película bien diferente sobre empoderamiento, con cierta conexión estética con Tim Burton, Wes Anderson o Sofia Coppola. Al tratar de huir de un matrimonio de conveniencia, la protagonista Emma Roberts es enviada a un internado de lujo hasta el extremo, en el que se trata de reconvertir a mujeres rebeldes en mujeres «perfectas». Imprescindible también para aquellos que hayan disfrutado de los vídeos más futuristas de Katy Perry y Grimes y para seguidores de las tartas de fresa envenenadas de Melanie Martinez, ‘Paradise Hills’ despierta enorme curiosidad en torno a los próximos pasos artísticos de Waddington. 7,5.

‘MIXTAPE’ regresa al «origen» del trap en España con C. Tangana, Somadamantina… pero sin ahondar demasiado en ningún tema

1

Esta semana se ha estrenado en el canal digital Playz de RTVE el primer capítulo de ‘MIXTAPE’, una nueva serie documental que profundiza en la «revolución» de la escena urbana en España. Algunos de sus futuros invitados serán Rosalía o Yung Beef, mientras el primer capítulo ha contado con C. Tangana, Daniel Madjody, Papi Trujillo y Somadamantina.

Este episodio inicial de ‘MIXTAPE’ ha regresado al «origen» del auge del trap en nuestro país, que Antón localiza muy claramente en Madrid, en su caso con la popularidad de grupos pioneros como Hermanos Herméticos o Perros Callejeros. El autor de ‘Ídolo’ recuerda la mala fama que tenía el rap español hace una década, no solo en cuanto a sus posibles salidas comerciales sino también en cuanto a estilo, declarando que en ese momento “ninguno queríamos ser un rapero español”. Estas palabras conectan necesariamente con las de de Papi Trujillo en el documental, donde el artista reconoce que su objetivo en un primer momento siempre fue imitar al trap «yanki» que triunfaba en la época, pero, en su caso, fusionándolo con la salsa, afirmando que la «revolución» de este estilo consistió en hacer “lo más puntero” en lugar de copiar lo ya hecho 20 años atrás.

El programa se ha marcado un tanto contando con el periodista musical Daniel Madjody, fundamental en la proyección pública de los primeros artistas de trap en España gracias a programas como ‘Show Bizzness’ (de los primeros en entrevistar a Agorazein) o el actual ‘El bloque’. Con él, Antón recuerda que la crisis económica de 2008 fue un desencadenante «clave» en el desarrollo de este estilo en España, mientras ambos apuntan con decepción a los medios por no haber apoyado a estos artistas noveles en un primer momento. En concreto, Antón critica a Rockdelux por haber hecho portada de su revista a Yung Beef recientemente (en febrero de este mismo año) y no cuando se dio a conocer en los tiempos «de Soundcloud».

El programa subraya el origen humilde de estos artistas, sin estudios formales de música como menciona el propio Papi Trujillo, pero con ideas muy claras de hacia dónde quieren llegar con su música. Cuando se habla de «beefs» no profundiza demasiado (y eso que el enfrentamiento entre Tangana y Yung Beef fue mítico) pero aún se echa más en falta que Somadamantina, la última de las entrevistadas en el documental, entre más en detalles sobre su experiencia como mujer pionera dentro del mundo del rap. La artista, que habla abiertamente sobre la esquizofrenia que padece y por la cual se encuentra retirada de los escenarios, asegura que en la música “me he comportado un chico para abrirme un hueco, es lo que había que hacer”, pero sin dar más detalles al respecto. Y seguro que hay tela que cortar… En este sentido, la brevedad de ‘MIXTAPE’ juega a su favor y en su contra, pues en todos los casos da la sensación de que los temas abordados se tocan solo de manera bastante superficial. Claro que el programa solo acaba de empezar… 7

Nadie tose a Adele entre los discos más vendidos del siglo XXI en Reino Unido

32

Coincidiendo con el Día Nacional del Álbum, que se celebra hoy en Reino Unido, se ha publicado una lista de los 40 discos más vendidos del siglo XXI en Reino Unido. La tabla está liderada obviamente por ’21’ de Adele, que ha despachado 5 millones de unidades sólo dentro de este país, un millón más que el álbum que encontramos en el puesto 2, que no es otro que ‘Back to Black’ de Amy Winehouse. Las ventas globales de ’21’ están por encima de los 30 millones de copias. Además de arrasar con este álbum, Adele sitúa su sucesor ’25’ en el top 3 de lo más vendido del siglo y ’19’ en el número 26.

Si acaso la única persona capaz de toser a Adele es Ed Sheeran, que logra situar dos álbumes en el top 5, ‘X’ y ‘÷’. Quizá la gran ausente de este top 40 es su colega Taylor Swift, que parece que aún ha de luchar contra esa imagen de artista local que cosechó sobre todo en los inicios country de su carrera. Entre los álbumes más vendidos del siglo XXI encontramos curiosidades olvidadas de Leona Lewis, Dido, Robbie Williams, Emeli Sandé, Duffy o Scissor Sisters. El único álbum reciente que hallamos, además del penúltimo de Sheeran es la banda sonora de ‘The Greatest Showman’. Os dejamos con el top 40:

1 ’21’ – Adele (2011)
2 ‘Back To Black’ – Amy Winehouse (2006)
3 ’25’ – Adele (2015)
4 ‘X’ – Ed Sheeran (2014)
5 ‘÷’ – Ed Sheeran (2017)
6 ‘Back To Bedlam’ – James Blunt (2004)
7 ‘Spirit’ – Leona Lewis (2007)
8 ‘Crazy Love’ – Michael Buble (2009)
9 ‘No Angel’ – Dido (2000)
10 ‘White Ladder’ – David Gray (1999)
11 ‘The Fame’ – Lady Gaga (2008)
12 ‘Only By The Night’ – Kings Of Leon (2008)
13 ‘A Rush Of Blood To The Head’ – Coldplay (2002)
14 ‘Christmas’ – Michael Buble (2011)
15 ‘Life For Rent’ – Dido (2003)
16 ‘Beautiful World’ – Take That (2006)
17 ‘Hopes And Fears’ – Keane (2004)
18 ‘X&Y’ – Coldplay (2005)
19 ‘Scissor Sisters’ – Scissor Sisters (2004)
20 ‘Parachutes’ – Coldplay (2000)
21 ‘Come Away With Me’ – Norah Jones (2002)
22 ‘The Marshall Mathers Lp’ – Eminem (2000)
23 ‘In The Lonely Hour’ – Sam Smith (2014)
24 ‘+’ – Ed Sheeran (2011)
25 ‘Eyes Open’ – Snow Patrol (2006)
26 ’19’ – Adele (2008)
27 ‘Our Version Of Events’ – Emeli Sande (2012)
28 ‘Swing When You’re Winning’ – Robbie Williams (2001)
29 ‘Progress’ – Take That (2010)
30 ‘Hot Fuss’ – Killers (2004)
31 ‘American Idiot’ – Green Day (2004)
32 ‘The Circus’ – Take That (2008)
33 ‘Rockferry’ – Duffy (2008)
34 ‘Sing When You’re Winning’ – Robbie Williams (2000)
35 ‘By The Way’ – Red Hot Chili Peppers (2002)
36 ‘Songs About Jane’ – Maroon 5 (2003)
37 ‘Escapology’ – Robbie Williams (2002)
38 ‘Employment’ – Kaiser Chiefs (2005)
39 ‘The Greatest Showman’ – Motion Picture Cast Recording (2017)
40 ‘Loud’ – Rihanna (2010)

La Canción del Día: el ‘Duelo’ de Gaua no habla ni de una muerte ni de amor

0

En el debut del trío Gaua (son de Euskadi y Aragón pero viven en Barcelona) destacan canciones como ‘Ritual’, que nos pone en situación, o la agitada ‘Bonanza’, que seguro que es de las que mejor funcionan en directo. Pero también llama mucho la atención un medio tiempo llamado ‘Duelo’ que atrapa gracias a sus guitarras a lo Siouxsie y al poderoso cambio de acordes en la melodía en algunas de sus frases. El trío nos habla de su composición: «‘Duelo’ fue de las primeras canciones que hicimos y fue el resultado de distintas capas que fuimos poniendo entre las tres. Nagore tenía algunas ideas de canciones muy simples que había sacado en casa y una de ellas era ésta. La probamos en acústico con dos guitarras en el primer ensayo. Más tarde Patri le añadió la batería y Ruth propuso la melodía de voz. Acabamos cuadrando una letra que escribió Nagore».

La canción, curiosamente, no habla de una muerte ni de una relación de amor sino «del final de una amistad. Surge de la necesidad de visibilizar estas situaciones. Socialmente se da mucha importancia a las rupturas de las relaciones amorosas, pero las de amistad quedan relegadas a un segundo plano. Sin embargo, éstas son muy importantes en nuestra vida y cuando acaban, también es necesario reconocerlo y dar un espacio al dolor que puede generar».

Sobre el bonito título que ha llamado nuestra atención, pues «duelo» es una palabra muy poco utilizada en el mundo del pop (y cuando aparece suele ser para reflejar un «duelo entre rivales»), nos indican: «Durante un tiempo la canción no tenía nombre, nos referíamos a ella simplemente como «la triste». En el momento de sacar el disco teníamos que elegir un nombre y duelo era una de las opciones. Tuvimos algunas dudas, pero enseguida nos dimos cuenta de que efectivamente, era un duelo». Gaua actúan el 26 de octubre en Leatherfest (Illes Balears), el 5 de diciembre en Zaragoza, el 6 de diciembre en Bilbao y el 7 de diciembre en Gaztetxe de Añorga.

‘Undone’ no es otra serie sobre (ir)realidades paralelas y saltos en el tiempo

4

¿Alguna vez os habéis preguntado si la realidad que vivís es en verdad una obra de teatro en la que todas las personas a vuestro alrededor son actores interpretando un papel, y vosotros sois las únicas personas que se han dado cuenta de ello? Esta es exactamente una de las preguntas que se plantea a sí misma Alma en ‘Undone’, la nueva serie de «animación para adultos» (ese extraño concepto) de Amazon Prime creada por Raphael Rob-Waksberg (animador de ‘Montage of Heck‘, el documental de 2015 sobre Kurt Cobain) y Kate Purdy y protagonizada por Rosa Salazar (‘Alita: Battle Angel’). Se trata de una miniserie de 8 capítulos rodada con actores y animada después arduamente con animación rotoscópica, produciendo un efecto parecido al de las películas clásicas de Disney, pero lógicamente más realista.

‘Undone’ se centra en Alma, una joven de 28 años que, harta de la rutina, tanto la de su propia vida (misma casa, mismo trabajo, mismo novio) como la de los suyos (su hermana, niña de mamá, vive una vida convencional, está a punto de casarse y a emprender la típica vira marital de libro) empieza a replantearse su vida hasta que sufre un terrible accidente de coche. Tras despertar del coma, la joven profesora descubre que es capaz de hablar con su padre, fallecido años atrás en otro accidente de coche, e incluso de verlo perfectamente, pero no solo eso. Porque a partir del accidente, la realidad de Alma queda completamente alterada, y la joven empieza a sufrir alucinaciones, su realidad empieza a fragmentarse y su comprensión del tiempo a no tener ningún sentido. Parece que ha despertado en ella la misma esquizofrenia que sufrió su abuela (y la de la propia Purdy, la serie está parcialmente basada en hechos reales), pero la serie nos quiere contar en realidad otra cosa: Alma será a partir de este momento capaz de controlar el tiempo y por tanto su vida y la de sus seres queridos, con el objetivo de ayudar a su padre a descubrir quién cometió su asesinato.

Esta es la premisa de ‘Undone’, pero lo que hacen sus autores con ella no es una serie fantástica o de animación al uso. La serie «pasa fluidamente a través de varios estados de conciencia» porque lo que se ve en pantalla es exactamente lo que experimenta Alma en sus propias carnes, pero la virtud de ‘Undone’ no reside en su argumento, sino en cómo lo utiliza. El elemento onírico de ‘Undone’ es imposible de entender a menos que sea de manera metafórica, pues su función es dibujar múltiples realidades paralelas, cuando no completamente quebradas, para que los espectadores comprendan cómo funciona la mente de Alma tanto como lo haría ella misma. La naturaleza abstracta de la «mente» es por tanto trasladada a imágenes, y el resultado puede ser tan estomagante y mareante como lo debe ser para la propia protagonista, pero a menudo también fascinante y emotivo. ¿Es ‘Undone’ una serie sobre la esquizofrenia que parece heredarse en la familia de Alma? ¿O sobre la depresión que ha afectado a la protagonista desde la muerte de su padre? En este último caso, una de las primeras escenas de Alma en el hospital parece una epifanía («el plan siempre ha sido que estés aquí») a través de la cual comprender todo lo que sigue, pero la serie consiente otras interpretaciones, sobre todo llegados sus últimos capítulos.

Y más allá de su dramática historia, cabe destacar de ‘Undone’ un par de cosas. En la serie convive su técnica de animación rotoscópica con dibujo al óleo, de modo que a menudo parece que lo que está viendo el espectador en pantalla es un cuadro viviente. La animación rotoscópica es una técnica vieja que ya se usaba en los años 30 (‘Betty Boop’ o ‘Popeye’ son dos ejemplos), pero en ‘Undone’ está usada con mucha creatividad en tanto consigue reflejar el elemento onírico de la mente de Alma de una manera muy realista, por paradójico que suene. Es verdad que, como he mencionado, esta técnica puede resultar algo cansina para el espectador, pues los saltos de realidad en la serie son constantes y bruscos, por lo que quizá ‘Undone’ no es la serie ideal para devorar en un par de días aunque sus capítulos duren 25 minutos de media. Y al margen de sus interesantes referencias al chamanismo o del costumbrismo y por tanto el humor de muchas de sus escenas, es imposible no alabar las interpretaciones de sus actrices y actores, en concreto las de Constance Marie (Camila, madre de Alma) y muy especialmente la de Rosa Salazar. La actriz no es solo perfecta para el papel de Alma, sino que a veces ni siquiera parece que esté interpretando. La ironía, el miedo, la frustración, la rabia o la sorpresa expresados por Alma a lo largo de la serie dan lugar a un personaje multidimensional, complejo y terriblemente contemporáneo, por el que Salazar merece todos los premios que caigan en sus manos. 8

Lower Dens / The Competition

2

Lower Dens, la banda de Jana Hunter, en la que ya solo queda junto a ella Nate Nelson tras la marcha de 6 diferentes ex miembros, ha vuelto tras 4 años. Hunter lograba despuntar como compositora en el notable ‘Nootropics‘ de 2012, su segundo disco; y se afianzaba en 2015 con ‘Escape from Evil‘, el que terminaría acogiendo su himno más popular, ‘To Die In L.A.’. Y aunque este podría ser el título de una canción de Lana del Rey, lo de Lower Dens siempre fue más un cruce entre Beach House, OMD, The Cure y las bandas sonoras de John Hughes en los años 80.

Será porque han cambiado mucho los tiempos en la industria musical, será porque después de tanto tiempo se habría agradecido algún tipo de sorpresa hacia algún lado, pero este cuarto largo, ‘The Competition’, no logra hacer sonar a Lower Dens tan excitantes como a principios de nuestra década. Para revalidar público, Jana Hunter habría necesitado algo más que mantener sus mismos referentes intactos. ‘Two Faced Love’ comienza como una canción de Visage o Vive la Fête que luego se transforma en un tema de New Order o The Cure; ‘Real Thing’ es como un tema de Beach House producido por John Maus; ‘I Drive’ es un cruce entre The xx y Depeche Mode, y así sucesivamente. En la misma línea artística, ‘Buster Keaton’, ‘Empire Sundown’ y la balada ‘In Your House’ no suenan como algo que alguien pueda versionar nunca jamás.

Entre las canciones más convincentes, una ‘Hand of God’ con un punteo muy Death Cab for Cutie pero con gran protagonismo de los sintetizadores, es decir, podría ser una canción de Postal Service; ‘Lucky People’, como un clásico de Chris Isaak producido por Kraftwerk, Moroder o Robyn; y ‘Young Republicans’, un tema de electro puro y duro que resume muy bien el carácter político del disco. Sonando a «música para adultos que no puedes comprender» es la punta del iceberg de un álbum que nos habla sobre alienación, competitividad y otros males del capitalismo, lo que incluye nuestra manera de tomarnos las relaciones personales, como se muestra en ‘Real Thing’ o ‘I Drive’. Pura insatisfacción incluso cuando tenemos aquello que supuestamente tanto deseábamos.

Calificación: 6/10
Lo mejor: ‘Hand of God’, ‘Young Republicans’, ‘Lucky People’
Te gustará si te gusta: Beach House, New Order, Giorgio Moroder
Escúchalo: Spotify

‘Sober’ ejemplifica la inteligente evolución del «french touch» de SebastiAn

2

Se han cumplido ya ocho años desde que se publicara ‘Total’, el primer y único disco hasta la fecha de Sebastian Akchoté-Bozovic, conocido en todo el mundo como SebastiAn. Desde que en 2005 captara la atención del crucial sello francés Ed Banger –el mismo que alumbró a Justice como superestrellas– y se publicara su célebre remix de ‘Human After All’ –que los propios Daft Punk definieran como su favorito de todos los que le han hecho–, el francés se ha convertido en uno de los nombres de la música electrónica más importantes del mundo. No tanto por una carrera propia muy prolífica, como decía antes, sino por sus producciones y trabajos junto a nombres como Kavinsky, Uffie, Woodkid, Charlotte Gainsbourg (prácticamente todo ‘Rest‘ fue compuesto y producido junto a él) y Frank Ocean (tanto en ‘Endless‘ como en aquel célebre interludio en ‘Blond‘).

Pero eso ha empezado a cambiar desde hace pocos meses, cuando SebastiAn comenzó a mostrar con el instrumental ‘Thirst’ –su vídeo con reminiscencias de ‘Climax’ dirigido por el mismísimo Gaspar Noé es para no perdérselo– las canciones que conformarán un nuevo disco que lleva exactamente aquel título y que se publica al fin –con el portadón que acompaña estas líneas– el día 8 de noviembre. Desde entonces, y tras haber actuado en Sónar 2019, ha venido revelando otros adelantos como ‘Run for Me‘ (con Gallant), ‘Beograd‘ o ‘Better Now‘ (con Mayer Hawthorne, que ya participaba en su debut) que dan pistas de lo que será ‘Thirst’. Para empezar, será un álbum en el que predominan los temas con vocalistas invitados, entre los que sorprende la inclusión de los inigualables Sparks, además de la misma Charlotte Gainsbourg, Sevdaliza o Syd (de The Internet), entre otros.

La otra característica de este trabajo que dejan intuir sus singles es que SebastiAn se ha esmerado por mostrar una evolución en esa electrónica con el llamado «french touch» que le caracteriza. Así, si ya ‘Run for Me’ mostraba un tono más dulce y próximo al R&B contemporáneo, esa línea acaba de confirmarse con ‘Sober’, nuevo adelanto publicado este pasado viernes. Con la participación vocal de Bakar –artista nacido en Francia pero instalado en Londres, que en su interesante debut ‘Badkid‘ se sitúa entre Blur y Wiley–, ‘Sober’ comienza con una estupenda introducción instrumental que enmarca el tema dentro del universo de SebastiAn, pero su ritmo, entre el trip hop y el house, lo va transformando en un tema apasionante, apto tanto para bailar como para dejarse llevar con los ojos cerrados en tu habitación. Logra así que un estilo propio y tan marcado como el suyo resulte aún fresco y sugerente casi tres lustros después de su aparición.

Tracklist de ‘Thirst’:
1. Thirst
2. Doorman ft. Syd
3. Movement
4. Better Now ft. Mayer Hawthorne
5. Pleasant ft. Charlotte Gainsbourg
6. Yebo ft. Allan Kingdom
7. Sev ft. Sevdaliza
8. Sweet ft. Loota
9. Sober ft. Bakar
10. Time to Talk ft. Sunni Colòn
11. Beograd
12. Handcuffed to a Parking Meter ft. Sparks
13. Devoyka
14. Run for Me ft. Gallant

‘Noche de bodas’: el grotesco juego de mesa de un clan de «putos ricos»

2

«Ready or not, here I come!» es lo que se dice en inglés cuando toca jugar al Escondite. Inspiró un clásico de Fugees que precisamente decía «allá voy, voy a encontrarte», líneas muy pertinentes también en esta nueva película de Tyler Gillett y Matt Bettinelli-Olpin. Y sin embargo, por una vez, se ha hecho bien en traducir su título para su distribución en España por algo que no tiene casi nada que ver, pues por aquí no tenemos por qué saber cómo se juega al Escondite en otros lados. Además, pecan muchas de películas de terror de ponerse un nombre que les impide distinguirse de muchas otras y ser recordadas, pero nadie se olvidará de esta ‘Noche de bodas’.

La película que llega este fin de semana a la cartelera española tras su exhibición en el Festival de Sitges sucede tan sólo en una «noche» en la que una familia de ricachones, el clan Le Domas, herederos de un imperio de juegos de mesa, da la bienvenida a la esposa del hijo pequeño con un grotesco juego de mesa. Con guiños a ‘REC3’ o ‘Tú eres el siguiente’, la noche de bodas terminará ligeramente peor que aquella tan deprimente de ‘Melancolía‘: aquí habrá menos sexo aún que en una noche de bodas real, que ya es decir.

Lo que sí encontraremos será un buen baño de sangre, con ecos de slasher y un gore algo destilado de más, apto para el público generalista. La gran baza de ‘Noche de bodas’ no va por ahí sino por su discurso feminista (Samara Weaving, en zapatillas, está muy divertida), su alegato contra la alta clase social que tiene que recurrir a las más infumables tonterías para entretenerse y llenar su vida (ese «¡jodida gente rica!» que se exclama en un momento del metraje), y sobre todo su sentido del humor. Casi todas las escenas anteponen la carcajada a la tensión o el propio terror, pero el espectador lo agradece por los múltiples recursos que se utilizan con maña: la adicción a la coca, la necesidad del tutorial de Youtube, ese WhatsApp con burla a la institución de la familia o lo acertado de secundarios como la tía Helen (Nicky Guadagni), de lo más chanante desde su primer plano hacia el último. Todo ello construye esta gran ‘Noche de bodas’ que con razón ya ha recaudado 10 veces más de lo que ha costado. 8.

España acude a Eurovisión Junior con Melani, un híbrido de Kate Bush, Mónica Naranjo, Mariah Carey y Greta Thunberg

17

RTVE nos dejaba patidifusos recientemente con el anuncio de que volvería a Eurovisión Junior tras 13 años de ausencia. No conforme con quedar fatal prácticamente todos los años en la versión madre del festival, ¿nos exponemos a nuevas humillaciones?

Pero igual esto de los Junior es nuestro hábitat natural y tras el fulgurante triunfo de María Isabel, con aquella canción que era un estribillo en su totalidad llamada ‘Antes muerta que sencilla’, todo un precedente de Rosalía; y haber quedado entre los cuatro primeros lugares las cuatro veces que nos hemos presentado; pisaremos fuerte con Melani y su tema ‘Marte’. Aunque casi inencontrable en unas plataformas de streaming que no hacen más que sugerirte a Melani(e) Mart(inez) cuando buscas el tema de marras, la canción ya está disponible online, y viene acompañada de un videoclip grabado en la localidad de Vicky de Cullera.

De temática ecologista en pleno debate a nivel mundial por el cambio climático, ‘Marte’ puede interesar a quienes estos días están defendiendo con uñas y dientes a la activista Greta Thunberg. Pero sobre todo es una balada Disney con algún eco de locura que no sabemos si situar más cerca de la Kate Bush más desbocada, la Mónica Naranjo más comedida o una sesión de improvisación casera de Mariah Carey. La verdad es que, por todo ello, tiene sus posibilidades. Atentos porque según informa Eurovision Spain, RTVE está trabajando en una puesta en escena en la que «habrá una sorpresa» relacionada con el traje de Melani. Lo veremos el 24 de noviembre.

La popera ‘Paradise Hills’: la bilbaína Alice Waddington debuta dignamente a nivel internacional

3

En la vorágine de películas exhibidas en el Festival de Sitges durante estos días, mucha gente pudo pasar por alto que ‘Paradise Hills’ es española. Alice Waddington es de Bilbao -su verdadero nombre es Irene, su apellido se desconoce-, pero ha rodado en inglés y con actores internacionales. Principalmente actrices, pues estamos ante una cinta de clara vocación feminista, con nombres tan relevantes como Emma Roberts como protagonista absoluta, y Milla Jovovich en el papel de villana.

¿Cómo ha llegado Alice Waddington a debutar en pantalla grande a estos niveles? ¿Cómo es que la película aparece hoy en nuestra cartelera después de haber pasado por el Festival de Sundance, donde además fue la única representación española este año? La directora ha logrado despuntar a nivel internacional en los últimos tiempos gracias a un corto llamado ‘Disco Inferno’, y además en esta nueva aventura de ‘Paradise Hills’ ha sido nada menos que Nacho Vigalondo (y Brian DeLeeuw) quien se ha encargado del guión.

Seguidora de la ciencia ficción y del terror gracias a la afición de sus padres, Waddington afirma que realizará cine fantástico hasta el día de su muerte. ‘Paradise Hills’ es un gran comienzo amparado en dos pilares fundamentales. El primero es su estética de colores «cupcake». La trama se sitúa en un futuro distópico escaso de libertades, en un internado en el que conviven los escenarios de tonos pastel con un vestuario que nos remite al siglo XVIII. Un anacronismo que inmediatamente casa con el cine de Sofia Coppola. Lo que nos lleva al segundo punto.

Pese a esa ambientación de cuento de hadas, el futuro es una pesadilla a lo ‘Cuento de la criada’, en la que una serie de mujeres intentan escapar de un centro de rehabilitación en el que se trata de reconvertir sus ansias libertarias. El anhelo de la autoafirmación y el canto a ser uno mismo, tan de moda en estos días y para siempre, se convierte en el otro centro de la película. En ese sentido, es muy llamativo que uno de los personajes secundarios sea una cantante de pop a la que su discográfica y su familia no permiten ser ella misma por miedo a perder popularidad. Porque ‘Paradise Hills’ no ambiciona convertirse en la cinta feminista más profunda del siglo XXI, pero sí llamar la atención de los aficionados a la cultura pop, con los que casa de manera instantánea (en muchos planos parecemos estar ante uno de los mejores vídeos de Katy Perry o Grimes). Tanto ahí como en su sabor a cuento amargo, Tim Burton parece un referente claro. 7,5.

Mala Rodríguez, Premio Nacional de Músicas Actuales como «pionera de las músicas urbanas»

9

Mala Rodríguez ha obtenido el Premio Nacional de Músicas Actuales 2019, que concede el Ministerio de Cultura y Deporte y que está dotado con 30.000 euros. Por cuantía, es lo más parecido que tenemos en España al Mercury Prize, pues el Premio Ruido no está acompañado más que de prestigio. Aunque a diferencia del Mercury, este premio se concede a toda una carrera en el mundo musical y no se corresponde con ningún lanzamiento discográfico concreto.

De hecho, el galardón, que el año pasado se entregaba a Christina Rosenvinge, llega a manos de Mala Rodríguez en un momento algo raro: hace nada menos que 6 años que la cantante no publica disco, cuando llegaba el extraordinario ‘Bruja’. Lo que sí ha hecho en los últimos tiempos ha sido lanzar una serie de singles, acompañada de gente tan dispar entre sí como Juan Magan o Lola Indigo. A estas alturas, tanto ‘Usted’ como ‘Mujer bruja’ pueden considerarse dos de sus mayores éxitos comerciales, pese a lo diferentes que son a algunos de sus mayores hallazgos artísticos, como ‘Tengo un trato’, ‘La niña’ o ‘Quien manda’.

La nota oficial del jurado revela ha premiado a Mala Rodríguez «por ser pionera de un estilo como son las músicas urbanas que, desde su aparición hace dos décadas, se ha convertido en esencial en el terreno de la música popular». Su aparición «supuso una ruptura tanto por su música, como por su actitud y letras, en un mundo dominado por los hombres». También se apunta que ha sido «fuente de inspiración para artistas de sucesivas generaciones y a lo largo de toda su carrera ha llevado el rap y la música urbana de nuestro país por todo el mundo, muy especialmente al continente americano».

El resto de premiados de este galardón han sido Serrat (2009), Amaral (2010) Santiago Auserón (2011), Kiko Veneno (2012), Luz Casal (2013), Carmen París (2014), Jorge Pardo (2015), Martirio (2016), Javier Ruibal (2017) y Christina Rosenvinge (2018). El jurado esta vez ha estado compuesto por la directora general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), Amaya de Miguel (con el subdirector general de Música y Danza, Antonio Garde como vicepresidente), Tomás Fernando Flores Corchero, crítico musical y director de Radio 3; Miguel Martín Maiz, director del Festival de Jazz de San Sebastián; Herminia Martínez García, gestora cultural; Luis Javier Menéndez Alonso, jefe de la redacción de Madrid de Mondo Sonoro; Antonio Zoido Naranjo, director de la Bienal de Flamenco de Sevilla; Carmen Zapata Corbalán, presidenta de la Asociación de Mujeres de la Industria de la Música; y Christina Rosenvinge, ganadora de la anterior edición.

J Balvin, junto a Black Eyed Peas, fusila ‘Rhythm of the Night’ mencionando a Rosalía

29

Black Eyed Peas están definitivamente de vuelta y con «de vuelta» nos referimos a que vuelven a hacer canciones bastante electrónicas y pop, tras regresar a sus orígenes en su último disco, ‘MASTERS OF THE SUN VOL.1’. ‘Be Nice’ con Snoop Dogg abría la veda en este sentido y después llegaban un par de singles más latinos junto a Anitta (‘eXplosion’) y Piso 21 (‘Mami’).

Lo nuevo de los BEP cuenta ahora con J Balvin (cuarto miembro imaginario de la banda como sugiere la foto) y vuelve a tener influencias latinas, pero la noticia que nos trae ‘RITMO’ esta vez es que samplea un éxito archiconocido de los años 80. Sí, se trata de ‘Rhythm of the Night’ de Corona, que will.I.am. y compañía fusilan en el mismo estilo en que lo hicieron en ‘Time (Dirty Bit)’ con el gran clásico de la película ‘Dirty Dancing’. Y en este caso, el autor de ‘Vibras‘ no deja pasar la oportunidad de darle un toque a su colaboradora en ‘Con altura’: «La Rosalía me dice que luzco guay / No te lo niego porque yo sé lo que hay».

‘RITMO’ es la canción principal de ‘Bad Boys for Life’, la tercera entrega de la saga ‘Bad Boys’ protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence. ¿Significa esto que escucharemos ‘RITMO’ hasta en la sopa? Lo sabremos en los próximos meses. De momento ya se conoce fecha de estreno para la película, al menos en los cines de Estados Unidos: 17 de enero de 2020.

Shakira actuará en Madrid dentro de unas semanas, según reveló Gerard Piqué en La Resistencia

9

Por sorpresa, el futbolista Gerard Piqué acudió al late-night La Resistencia, con el que mantiene una cómica relación amor-odio en redes sociales. Calma, calma… Ya supongo que muchos estaréis diciendo que a qué coño viene esto en nuestra web, pero dejad que lo explique… por si el titular de la noticia no diera bastante información. El caso es que Piqué acudía, tras haber hecho lo propio en El Hormiguero –programa con el que el presentador David Broncano mantiene un pique–, para hablar de «su» Copa Davis, competición que ha cambiado su formato a propuesta de una de las empresas del culé y que se celebra en Madrid entre los días 18 y 24 de noviembre.

El caso es que, hacia el final de una entrevista llena de bravuconadas y coñas entre Piqué y Broncano, el deportista anuncia que este evento deportivo contará con actuaciones musicales de apertura y clausura, para sazonar aún más el carácter de espectáculo que pretende darle a la competición. Así, no desveló quién participará en la inauguración, pero sí desveló que en la ceremonia de clausura se prevé la actuación de su pareja… que no es otra que Shakira.

Esta será la primera actuación (y, con bastante seguridad, también la última en mucho tiempo) que ofrecerá la artista colombiana en Madrid desde que su tour de presentación de ‘El Dorado‘ pasara por la capital española en julio de 2018. Además, podría servir a modo de ensayo para saber qué puede estar ideando para su participación, junto a Jennifer Lopez, en otro evento deportivo de aún más difusión: la Super Bowl 2020. Mientras, tras haber sido desestimada la demanda por plagio hacia ella por ‘La bicicleta’, sigue pendiente de la resolución judicial sobre su supuesto fraude fiscal a la Hacienda española. Os dejamos con el vídeo completo de la entrevista a Piqué, por si os apetece verlo de todas maneras. Está divertido.

‘Lo que arde’ consagra a Oliver Laxe como la gran promesa del cine español

6

En el pasado Festival de Cannes, Oliver Laxe se alzaba con un merecido Premio del Jurado en la sección Una cierta mirada gracias a ‘Lo que arde’, un drama ambientado en la Galicia rural sobre Amador, un hombre que sale de la cárcel tras cumplir condena por haber incendiado el bosque cercano a su aldea. Una vez de vuelta se reencuentra con su madre Benedicta, una mujer de unos ochenta años que le recibe con una sorprendente frialdad, pese a que evidentemente se alegra de ver a su hijo. Pero las emociones que subyacen en la película nunca se manifiestan de manera explícita en los personajes: no hay demasiados diálogos sino que todo sucede desde una mirada contemplativa hacia su intimidad.

Laxe aprovecha el entorno rural y el aislamiento para representar el dolor, la pérdida y la culpa. A diferencia de ‘Mimosas’, su anterior trabajo, la narrativa aquí es más precisa y simple que en aquella. ‘Lo que arde’ es una muestra excelente de slow cinema –un término que algunos teóricos han utilizado para referirse a cierto cine de planos largos y tramas mínimas-, una película que se apoya casi al completo en lo meramente visual logrando crear imágenes que trascienden mucho más allá de lo estético. Una labor realmente complicada, que requiere de un control ejemplar tras las cámaras. Laxe no solo lo tiene sino que además posee una sensibilidad visual muy especial; al igual que su director de fotografía Mauro Herce, cuyo trabajo en 16mm es absolutamente impresionante.

A nivel narrativo ‘Lo que arde’ resulta interesante por su poder de sugerencia, por todo lo que no se dice pero queda en el aire, y por todas las preguntas que, una vez terminada, quedan sin resolver. Desde el brillante inicio hasta el igualmente lúcido final, resulta hipnótica. Atrapa y sumerge al espectador en la vida de sus personajes, plasmando su día a día con un estilo cuasi-documental. El tiempo sucede despacio a través de la pantalla, hasta que esta se enciende con la magnitud con la que lo hacen las llamaradas en un bosque. La emoción sembrada en mínimas dosis a lo largo del metraje, estalla de golpe en la retina del espectador. Aparecen los créditos y toca reflexionar sobre una obra tan despojada de grandilocuencia en sus formas como enorme en términos cinematográficos.

Oliver Laxe, con este tercer trabajo, se consagra como un cineasta imprescindible en el cine español, aunque su visión desgraciadamente esté muy alejada de lo que la industria y el público demanda. En Cannes, cumbre del cine de autor, le han programado (y premiado) las tres veces en secciones paralelas. Su salto a la sección oficial de este o cualquier festival de renombre debería llegar a la próxima, pues con su escueta filmografía ya ha dejado evidencia de sobra de su tremendo talento. 8.