Inicio Blog Página 1031

Mø / When I Was Young

7

“Joder, pues no sé quién es, pero la voz me suena muchísimo” era una respuesta común tras preguntarle a alguien si había escuchado a MØ y, tras la negativa inicial, ponerle alguna de sus canciones: como aquellas declaraciones de Rosa Díez, la mayoría de españoles habían escuchado a MØ pero no lo sabían, porque raro es el sitio donde no ha sonado ‘Lean On‘. El monstruoso hit le reportó a la danesa una buena cantidad de dinero (y más a Major Lazer), pero jugó también en su contra eclipsando su álbum debut, y poniéndole en la frente un cartel de “one hit wonder” que lleva un tiempo intentando quitarse. Muchas colaboraciones (‘Cold Water’ y ‘Pull Up’ entre ellas) y varios singles sueltos después, puede decirse que empezó a conseguirlo con ‘Final Song’, y es probable que lo consiga definitivamente con su futuro segundo disco, en el que suponemos que entrarán ésta, ‘Nights With You’, ‘Drum’ o ‘Kamikaze’. Pero, mientras éste llega, Karen Marie Ørsted ha sorprendido a su público con un EP en el que no está ninguna de ellas, pero sí temas compuestos durante este tiempo.

Para dar forma a esta mini-colección, MØ se ha rodeado de un curioso equipo en el que mezcla a Vera, productor con el que ya trabajó en ‘Kamikaze’, con gente como el rapero australiano MC Mantra, el artista de hip hop coreano Vasco (la frase suena extraña, sí), o Fridolin Nordsø, batería de The William Blakes y también componente de la formación de synthpop The Mountains. Líricamente, el EP está dividido en dos partes con dos temáticas, una amorosa que va seguida ocupando la parte media, y otra que es con la que abre y cierra, una reflexión de MØ sobre el paso del tiempo y su evolución personal. Así, ‘Roots’, con comienzo a lo Fever Ray y toques de acordeón, habla del incierto camino que tiene ante sí y del sentimiento de desarraigo al no saber dónde pertenece realmente (o si es que realmente pertenece a algún sitio). Curiosamente, la canción fue escrita justo antes del lanzamiento de ‘No Mythologies to Follow‘, y quizás por eso el asunto no está tratado como algo triste, sino como una aventura. En esa misma línea cerrará luego el EP ‘Run Away’, lo más parecido a una balada que hay aquí, donde se anima a perseguir sus sueños a alguien más pequeño/a que la propia MØ de hace unos años. El paso del tiempo está obviamente presente en la canción (y videoclip) que da título al EP, y nos hace preguntarnos si es un guiño haber elegido el swing para ese estribillo instrumental; en cualquier caso, ‘When I Was Young’ promete ser de las más coreadas por el público.

“I’m making love to the empty space” es una frase de uno de los puntos fuertes del disco, ‘Turn My Heart to Stone’, donde MØ lamenta no tener ese corazón de piedra que le permitiría dar el paso y escapar de una relación tóxica de la que sabe que debería salir. En este sentido, el estribillo funciona muy bien en su intento de expresar musicalmente el magnetismo presente en el mecanismo mental de ese “no… qué coño, SÍ” que tan bien expresaron Robyn y Röyksopp en ‘Do It Again’, por citar un ejemplo parecido. Tanto en ésta como en la también destacable ‘Bb’ MØ muestra una voz más rasgada de lo habitual -por momentos recuerda a la Sia de ‘Alive’-, aquí imaginando cómo se sentiría tras la ruptura con su pareja de entonces, acompañada de un sonido más parecido al de su debut (es también el caso de la mencionada ‘Roots’). El romance está presente de nuevo en ‘Linking With You’, concretamente esa actitud tan típica de jugar con la psicología inversa y hacer creer a la otra persona que no estás interesada en ella -precisamente para conseguir despertar su interés. Esto está muy conseguido con una primera estrofa que describiría eso (“on my own / pretending that I’m not at home / act like I don’t check my phone” empieza diciendo) y una segunda donde reconoce estar pillada hasta las trancas.

En definitiva, ‘When I Was Young’ no es una colección de singles y no hay un tema tan pegadizo como ‘Final Song’, por citar el ejemplo más reciente, pero brilla como respuesta a lo que precisamente se le venía criticando a la danesa: que “se había vendido” en busca de hits, como muchos consideran que hizo Ellie Goulding. Ella misma reconoce que hacer el EP ha sido “un bonito flashback, porque había olvidado las pequeñas cosas, las letras, los títulos de las canciones, cómo juntas todo eso…”. En este EP, MØ parece dirigirse a sus fans (de hecho, les ha ido explicando el significado de las canciones en su cuenta de Twitter), tranquilizándoles y mandando un mensaje de “yo sigo aquí” de cara a un segundo álbum en el que puedan encontrarse los temas sueltos que ha ido lanzando, y otros de corte similar.

Calificación: 6,8/10
Te gustará si te gusta: Banks, Grimes, Noonie Bao, ‘Pure Heroine’, que MØ haya tenido éxito pero en el fondo prefieres la época en que eras de los pocos que la conocía.
Lo mejor: ‘Turn My Heart to Stone’, ‘Bb’, ‘When I Was Young’
Escúchalo: Spotify

Sesión de Control: Burrito Panza, Sr. Chinarro, Fakuta, Dellafuente, Maryland, Los Master Plus…

0

Nueva edición de nuestra sección Sesión de Control, dedicada a las novedades más interesantes del panorama alternativo y/o independiente nacional y latinoamericano. Al final del artículo encontrarás la playlist de Spotify dedicada a esta sección que se renueva quincenalmente, conservando las canciones incluidas en la anterior entrega. Hoy añadimos en ella nuevas canciones y lanzamientos de Burrito Panza, Sr. Chinarro, Fakuta, Dellafuente, Maryland, Los Master Plus, Terry vs. Tori, Blacanova y los debutantes LOOF y Ambre.

Burrito Panza

Los albaceteños Burrito Panza, cuarteto que reúne a Carlos Cuevas y José Manuel Mora, históricos miembros de Surfin´ Bichos que más tarde militaron en Mercromina con Carlos Flan y Rafa Caballero, anuncian la próxima publicación de su tercer largo de estudio tras los notables ‘Solo y mal acompañado’ y ‘Una familia desestructurada’. La primera canción que nos presentan del mismo es ‘Entrañable y lamentable’, un potente número de pop rock psicodélico que ya incluimos en la última Ready for the Weekend. El single de avance se completa con una interesante versión de ‘Tres heridas’, aquella adaptación que hizo Serrat de un poema de Miguel Hernández.

Fakuta

La artista chilena dio un paso de gigante en su carrera con ‘Tormenta solar’, el largo que publicó en el año 2014 repleto de canciones de pop electrónico acogedor y melancólico, aunque también bailable. Ahora regresa en una línea similar con el single ‘Abrazándote’, que suponen sus primeras canciones autoproducidas y, por tanto, más personales. Tras destacar el tema titular en Ready for the Weekend, en esta Sesión de Control ponemos atención a su atractiva cara B, una ‘Perfecto desastre’ aún más orientada a la pista de baile que el tema principal y en la que incluso se aventura a rapear.

Ambre

Ambre son un trío madrileño compuesto por ex-miembros del grupo The Folie Diamond que practican un personal rock psicodélico con ambientes ensoñadores, un poco Kurt Vile, un poco Echo & The Bunnymen y un poco Radiohead. Tras lanzar por su cuenta el single ‘Tricky Needs’, acaban de fichar por el sello Subterfuge, que ha publicado el interesante y prometedor tema ‘What You Get’, objeto de un bonito vídeo oficial.

Dellafuente

Tras haber relajado su actividad durante unos meses, el rapero y cantante Dellafuente no para de presentar nuevos temas, al menos uno por semana. ¿Se avecina la continuación de ‘Ansia viva’? Tras ‘Demonia’, que etiquetamos como Canción del Día, y una melodramática ‘En metálico’ en la que provocaba al Ministerio de Hacienda asegurando que la economía sumergida es una necesidad para muchos, estos días ha presentado ‘Pa mejor’. Se trata de un tema con base latina –parece que samplea un son cubano o una bachata– en el que celebra su buen momento de popularidad. Estos días bromeaba en redes sociales sobre el delirio de haber instalado una lona con el logo de Dellafuente F.C. –su línea de merchandising– en un tráiler enorme, sobre el que se sube en su vídeo.

Los Master Plus

El combo mexicano Los Master Plus es una de las propuestas más divertidas de la neo-cumbia y este año, tras ampliar su formación a trío, ha publicado su segundo disco oficial. ‘Adelante’ ha sido reeditado hace un par de semanas en una edición Deluxe que incluye dos de esas descacharrantes adaptaciones a su territorio cumbiero de hits internacionales del pop: una es ‘Thong Song’ de Sisqo, y la otra ‘Girls In Love’ de Andreas Dorau –que La Casa Azul transformara en el intra-himno ‘Niños Mond’, ¿os acordáis?.

LOOF

«Landscape Of Outstanding Features«. Ese es el nombre que esconde esta abreviatura que emplea el productor Iván Dueñas para etiquetar su música electrónica con tintes orgánicos, cuyo sonido podríamos comparar con el de Four Tet, por ejemplo. ‘Flash The Massive’ es su primer EP, publicado días atrás y que cuenta con la producción de Andrés Costureras, más conocido como Psychotic Beats. La progresiva ‘Killing Time’ es el single oficial de este disco de cuatro canciones que edita Log Lady Records.

Maryland

Como si temieran que una multinacional viniera a secuestrar a Viva Suecia, Subterfuge no deja de descubrir grupos que podrían cubrir su hueco en su slot en ese hipotético caso. Así, tras publicar el primer álbum de Ballena, ahora han invitado a sumarse a su equipo a Maryland, banda de Vigo que lleva años de bagaje. Tras abandonar el idioma inglés para sus letras en ‘Los años muertos’ (2013), su tercer disco en Ernie Records, en las próximas semanas llega ‘Resplandor’, su primer álbum para el histórico sello madrileño que ha sido avanzado por los atractivos ‘Nueva York’ y, más recientemente, ‘Ave Fénix’. Maryland actúan el próximo sábado 16 de diciembre en la sala Barceló de Madrid, junto a L.A.

Terry vs. Tori

El cuarteto sevillano se ha convertido en una alternativa factible para aquellos que añoren el pop de guitarras íntimo y candoroso de The Sundays, como ya señalábamos cuando presentaban meses atrás su segundo EP, ‘Leap Day’. Y ‘Parallel Lines’, su nuevo single, lo confirma. Mientras esperamos nuevas delicias jangle pop como esta, Terry vs. Tori preparan su presencia en el próximo Madrid Popfest y aspiran a ir al próximo South By Southwest, para lo que han organizado un crowdfunding.

Blacanova

Más pop-shoegaze desde Sevilla. Tras varios adelantos, Blacanova confirman al fin la próxima publicación de su nuevo disco tras ‘Regiones devastadas’ y ‘¿Cómo ve el mundo un caballo?’. ‘La cabeza’ se publica en la víspera de Reyes, el día 5 de diciembre, y contendrá los avances ‘Una mujer venezolana’, ‘Zoe’ y ‘El abismo’, avanzada hace apenas unas horas. Esta reincide en las características principales del grupo, sintetizadores y guitarras que planean y envuelven las brumas vocales de Inés Olalla y Manuel Begines.

Sr. Chinarro

Y seguimos, casualmente, sin abandonar la capital andaluza, porque allí –aunque ahora vive en Málaga– compuso Antonio Luque buena parte de las canciones que contiene ‘Balones fuera’, la recopilación de antiguos EPs de Sr. Chinarro que acaba de publicar Mushroom Pillow. Aunque algunas de estas canciones –en otras versiones– ya fueron recogidas en el disco de rarezas ‘Despídete del lago’, en esta ocasión el sello barcelonés recopila las canciones de todos los EPs publicados por Luque desde el año 1993 en estricto orden cronológico. Un auténtico hallazgo para sus fans que en su día se quedaran sin las limitadas ediciones originales.

Ed Sheeran afirma que su próximo disco será “lo-fi” y el menos vendido de su carrera

22

Ed Sheeran es autor del disco más vendido de 2017, pero ya está pensando en el próximo, y será muy diferente a ‘÷‘. En una entrevista para The Times que recoge NME, Sheeran afirma que su siguiente trabajo estará inspirado en ‘Nebraska’, el disco de maquetas que Bruce Springsteen publicó en 1982 y que se encuentra entre los mejores valorados y más influyentes de su discografía.

“Mi idea es que sea un disco lo-fi y el que menos venda [de mi carrera], pero también el más querido”, ha dicho Sheeran, que asegura acaba de descubrir la música de Bruce Springsteen y que se ha quedado prendado por ‘Atlantic City’ y ‘Nebraska’. Después de las ventas espectaculares de ‘÷’ y de rozar la sobre-exposición, sacar un disco más austero y humilde como la obra maestra del Boss posiblemente sea la mejor decisión que pueda tomar Sheeran para su próximo trabajo.

Mientras tanto, Sheeran se ocupa de ‘Perfect’, su éxito actual, número uno en Reino Unido y Estados Unidos gracias al dueto con Beyoncé, quien sin embargo no está acreditada como artista invitada en UK, aunque sí en su país. Ahora, el músico tiene otra estrategia para que ‘Perfect’ se mantenga en lo más alto de las listas estas Navidades: un dueto con Andrea Bocelli.

Bob Dylan dará 3 conciertos en Madrid, 2 en Barcelona y 1 en Salamanca en marzo

2

Bob Dylan regresa a los escenarios europeos tras ganar el Nobel (con polémica) y en 2018 dará varios conciertos en España para presentar su nuevo disco, ‘Triplicate’ a través de su conocido Never Ending Tour, que arrancó en 1988 y sigue “eternamente”.

Dylan presentará estas y otras canciones el 24 de marzo en el Pabellón Multiusos Sanchez Paraíso de Salamanca, los días 25, 27 y 28 de marzo en el Auditorio Nacional de Música de Madrid y los días 30 y 21 de marzo en el Liceo de Barcelona. Las entradas, cuyo precio varía entre los 40 y 200 euros según la ciudad y el tipo de localidad, se pondrán a la venta el miércoles 13 de diciembre en www.riffmusic.es.

La nota de prensa explica que estas nuevas fechas de Dylan en España “suponen una melancólica reivindicación de un tiempo perdido, que coincide con el de su infancia, tal vez con el de sus nostalgias no vividas”. Continúa: “Con más de medio siglo de actividad artística y con su característica forma de combatir su mito atendiendo solo a sus pasiones y obsesiones personales, Dylan sigue siendo un icono cultural extraordinario”.

‘Triplicate’ que se publicaba este verano de nuevo incluyendo estándares del cancionero tradicional norteamericano, ahora repartidos en un disco triple.

Lee Ranaldo cancela su gira española por la ausencia de un “músico clave” en su banda

0

lee-ranaldoLee Ranaldo iba a presentar su nuevo disco, ‘Electric Trim’, el próximo mes de febrero en tres puntos de la geografía española, Barcelona, Madrid y San Sebastián. Sin embargo, el ex integrante de Sonic Youth se ve ahora obligado a cancelar estos conciertos, tal y como informa Primavera Sound a través de un comunicado en Twitter. “Lamentamos comunicar que los conciertos de Lee Ranaldo previstos para febrero de 2018 en Barcelona, Madrid y San Sebastián quedan cancelados. El importe de las entradas adquiridas será devuelto automáticamente a través de la plataforma en la que se hayan comprado”.

A través de Primavera Sound, llega también a las redes un escrito del propio Ranaldo, que se disculpa personalmente por la cancelación de los conciertos. “Ha sido una circunstancia inevitable debido a la imposibilidad de contar con un músico clave de mi banda. No quería presentar un espectáculo de una calidad inferior a la que sé que puedo ofrecer en este momento. Estoy deseando tener otra oportunidad de actuar para vosotros muy pronto. Gracias por creer en mí y siento muchísimo la situación”.

En ‘Electric Trim’, Ranaldo ha colaborado con Raül Fernández “Refree” y con Sharon van Etten y ha dado con algunas de las mejores canciones de su carrera en solitario según nuestro compañero Raúl Guillén, como ‘Uncle Skeleton’, ‘Circular (Right As Rain)’, ‘New Thing’ y ‘Purloine’,

Cibo Matto se separan otra vez

1

Las neoyorquinas -de origen japonés- Cibo Matto han anunciado su separación a través de las redes sociales. En su comunicado oficial, Yuka Honda y Miho Hatori expresan su deseo de centrarse a partir de ahora en sus respectivos proyectos en solitario y agradecen a sus fans el “apoyo y el amor” que les han mostrado durante su carrera.

Cibo Matto arrancaron su andadura en 1994 y en 1995 publicaron su primer EP homónimo, que llamaría la atención de la multinacional Warner Bros, a través de la cual se lanzaría el debut oficial de Cibo Matto, ‘Viva! La Woman’. El disco incluía el éxito ‘Sugar Water’, una canción prácticamente “spoken word” propulsada por un marcado ritmo hip-hop y que destacaba por su arreglo de guitarra acústica en el estribillo. Dirigió su videoclip Michel Gondry.

El estilo de Cibo Matto se ha definido por su eclecticismo, mezclando en sus obras o dentro de una misma canción pop, hip-hop, trip-hop, bossa nova, jazz o electrónica. Su segundo disco, ‘Stereo ★ Type A’, incluía canciones destacadas de su repertorio como ‘Moonchild’, ‘Sci-Fi Wasabi’ o ‘Flowers’ y la colaboración de Sean Lennon en numerosos temas.

El dúo se separó originalmente en 2002 y se reunió en 2011 para una serie de conciertos. La reunión desembocaría en 2014 en la publicación de su último disco, ‘Hotel Valentine’. En su comunicado, Cibo Matto confirman que ese será efectivamente el último disco que publiquen juntas.

La canción del día: ‘Trigger Bang’ nos devuelve a la mejor Lily Allen, que se desmarca de sus malas influencias

9

Lily Allen ha publicado esta semana su nuevo single por adelantado después de que este se haya filtrado en la red. ‘Trigger Bang’ es una colaboración con el rapero londinense Giggs y producción de frYars (nombre tras el cual se esconde el británico Benjamin Garrett), quien ya había trabajado con Allen en el pasado.

Y al pasado mira Lily Allen en ‘Trigger Bang’ para cerciorarse de que se mantiene lejos de las malas influencias de las que un día llegó a rodearse, en los albores de su fama, después de tocar en el “Yo-Yo” o en el “Chateau” de Los Ángeles. “Salir rodeada de este torbellino estimula mis adicciones”, canta Allen, “así que como calmes mis ambiciones, te rajo”. La británica lo tiene claro: sus planes son demasiado “grandes” como para arriesgarlos dejándose llevar por este “grupito” capaz de desatar sus adicciones y peores costumbres, como ir de fiesta o consumir drogas (“todo el mundo sabe lo que hace la coca, calma el dolor cuando llega la vergüenza”).

Allen ha dicho en una entrevista que en ‘Sheezus‘ trató de emular el sonido de la radio, y que no fue un disco “honesto”. ‘Trigger Bang’ es puramente Lily Allen, una canción que, como ‘Smile’, suena completamente “cool” y engancha sin esfuerzo. El ligero beat hip-hop de frYars, el piano y los efectos varios identificables a lo largo de la canción, como esos disparos integrados en dos “bang bang” del estribillo (¿alguien ha dicho ‘Paper Planes’?) terminan de redondear una canción fresca y que nos devuelve a la mejor Lily, la que básicamente hace lo que le da la gana.

Nosoträsh vuelven al estudio 12 años después para grabar una canción

3

En los últimos días, las integrantes de Nosoträsh han publicado varias fotos de ellas en el estudio a través de Instagram, dando pie a la especulación de los fans sobre lo que pudieran estar grabando. Cabe recordar que Nosoträsh no publican disco desde 2005, cuando editaron ‘Cierra la puerta al salir’, por lo que su regreso a un estudio de grabación es en sí motivo de noticia (aunque algunas de sus integrantes sí han publicado discos recientemente, como Montse Alvárez este mismo año).

Nosoträsh confirman ahora que han vuelto al estudio para grabar una sola canción. Se titula ‘Guetu y lleona’ y será su contribución al disco de canciones infantiles ‘#Bestiariu’ editado por La Fabriquina. Este ha sido el comunicado de Nosoträsh en Facebook: “Desvelamos el misterio una vez que ya lo han contado. Hemos subido estos días varias fotos a nuestro #instagram – ¿aún no nos seguís? https://www.instagram.com/nosotrash_/ – añadiendo un poco de intriga al asunto; nos hacía mucha ilusión que supierais que hemos vuelto a un estudio de grabación ¡12 AÑOS DESPUÉS! aportando una canción -en bable, es la premisa- al 3er ejemplar de #Bestiariu, una colección de canciones para l@s más pequeños de la casa que edita La Fabriquina. En nada podréis escuchar «Guetu y Lleona», esperamos que os guste”.

Las autoras de ‘Popemas’ (uno de los mejores discos de la década pasada para JENESAISPOP) acudían recientemente a Twitter para advertir el curioso parecido entre su single ‘Voy a aterrizar’ y el último jingle de El Corte Inglés. “A Nosoträsh este «jingle» nos resulta familiar, ¿no os pasa?”, escribían.

🎙🎶🎶

Una publicación compartida de nosotrash_ (@nosotrash_) el

🎙🎶

Una publicación compartida de nosotrash_ (@nosotrash_) el

….

Una publicación compartida de nosotrash_ (@nosotrash_) el

Moby se siente como un “niño sin madre” en su nuevo single

3

Moby prosigue con su carrera en solitario tras publicar este año su segundo disco junto a Void Pacific Choir, ‘More Fast Songs About the Apocalypse’. El músico de Nueva York ha anunciado que su nuevo disco, ‘Everything Was Beautiful, and Nothing Hurt’, se publica el 2 de marzo. Esta es su portada. Moby toma prestado su título de ‘Slaughterhouse-Five’, la novela de Kurt Vonnegut de 1969.

Sobre el disco, Moby explica en Billboard que no es enteramente político, y reflexiona: “¿Dónde nos encontramos como especies y por qué tomamos decisiones tan terribles? el punkarra en mi interior quiere gritar a nuestra especie y decir: deja de tomar decisiones horribles, pero el otro lado de mí, el que quizás aspira a cierta iluminación, quiere ser comprensivo y compasivo. Y siento que esa es la mejor manera de que dejemos de tomar decisiones terribles, tratar a la gente con compasión y entender por qué están tomando estas decisiones”.

El primer adelanto de ‘Everything Was Beautiful, and Nothing Hurt’, que Moby afirma será trip-hop (por tanto no punk como los anteriores) es ‘Like a Motherless Child’, en la línea del Moby clásico. Interpreta la melodía Raquel Rodriguez y sobre el tema Moby asegura que es “emotivo y personal”:

Kendrick Lamar firma el mejor disco de 2017 para Pitchfork

31

‘DAMN.’ de Kendrick Lamar es el mejor disco de 2017 para Pitchfork. Para el medio de Chicago, Lamar ha hecho el mejor disco del año en cada año que ha publicado disco, ya que ‘good kid, m.A.A.d city’ fue el mejor disco de 2012 para la publicación y ‘To Pimp a Butterfly’ el mejor disco de 2015. Incluso ‘untitled unmastered.’, la colección de descartes que Lamar publicó en 2016, fue top 16 en su lista del año pasado.

Seguido de ‘DAMN.’, SZA ha hecho el segundo mejor disco del año para Pitchfork y King Krule el tercero. ‘Melodrama’ de Lorde ocupa el puesto 5 -siendo el mejor disco del año para varias publicaciones como NME o Stereogum- y también Kelela, Tyler the Creator o Fever Ray aparecen en el top 10.

Como siempre es interesante averiguar qué discos que no fueron “Best New Music” ha rescatado Pitchfork para su lista y cuáles ha abandonado. Así, ‘More Life’ de Drake, ‘MASSEDUCTION’ de St. Vincent y ‘Lust for Life’ de Lana Del Rey aparecen en el top 50 cuando en los tres casos fueron puntuados en su momento con menos de 8 (7,8, 7,6 y 7,7 respectivamente). Por otro lado no hacen acto de presencia en la lista ‘Dedicated to Bobby Jameson’ de Ariel Pink y ‘Science Fiction’ de Brand New, que sí fueron “Best New Music”.

Top 10:

1.- Kendrick Lamar / DAMN.
2.- SZA / Ctrl
3.- King Krule / The Ooz
4.- Kelela / Take Me Apart
5.- Lorde / Melodrama
6.- Moses Sumney / Aromanticism
7.- Vince Staples / Big Fish Theory
8.- Tyler, the Creator / Flower Boy
9.- Fever Ray / Plunge
10-. Jlin / Black Origami

Morrissey envía un comunicado sobre el caso Spacey y no volverá a hablar con la prensa escrita

13

Morrissey, que este fin de semana ha tenido que cancelar un concierto de nuevo por enfermedad, ha escrito un comunicado finalmente sobre sus controvertidas declaraciones sobre el acoso y Kevin Spacey, en las que culpabilizaba a las víctimas. En él acusa al medio alemán Der Spiegel de haber manipulado sus declaraciones, de hecho afirma que por más que le pide al medio una grabación de la cinta, este no se la da. Como consecuencia, afirma que no volverá a hablar con un medio escrito, que además considera cosa del pasado.

“Hace unas semanas tontamente permití al medio alemán Der Spiegel entrar en mi vida. Ya que volaron ansiosamente desde la querida Berlín a la querida Los Ángeles para charlar y reírnos, supuse que había un acuerdo mutuo.
¿Mataría a Donald Trump? No, nunca.
¿Apoyaría las inclinaciones privadas de Kevin Spacey? No, nunca.
¿Apoyaría el abuso de niños? No, nunca.
¿Apoyaría el acoso sexual? No, nunca.
¿Apoyaría la violación? No, nunca.
¿Reflejaría Der Speigel (sic) mis opiniones? No, nunca.
¿Volveré a hablar alguna vez con la prensa escrita? No, nunca”.

Morrissey, que ha visto como este asunto lastraba profundamente la promoción de su nuevo disco, ‘Low In High School’, habla también con resentimiento de cómo artistas sin nada que decir son número 1 en las listas y reciben críticas de 5 estrellas. Asimismo, considera el hecho de que Der Spiegel no le proporcione una grabación de la cinta, “toda una respuesta”.

Las mejores canciones del momento: diciembre 2017

0

Actualizamos hoy nuestra playlist mensual con las mejores canciones del momento, a la que están suscritas en Spotify más de 1.700 personas.
HAERTS / The Way: Avance del nuevo disco de HAERTS, a la cabeza de los mejores grupos actuales influidos por Fleetwood Mac.
El Último Vecino / Donde estás ahora: También avance de grandes lanzamientos que esperamos en 2018 es lo nuevo de El Último Vecino.
Allie X, Vérité / Casanova: Uno de los temas más accesibles del disco de Allie X que reseñaremos en breve es este ‘Casanova’ que se acaba de extraer como single junto a Vérité.
Noel Gallagher’s High Flying Birds / She Taught Me How To Fly: La canción más New Order del notable nuevo disco de Noel Gallagher, el que mejores críticas le ha dado en solitario.
Templeton / Me has dejado de gustar: Aunque no ha sido single, la canción de ‘Una mar enorme’ de Templeton que pasaba por nuestra sección «La canción del día» era esta maravilla a lo Perales.
Paracaidistas / Bruxar: Canción muy «early Planetas» que presenta el nuevo disco de la banda chilena Paracaidistas, ya en el mercado.
Modelo de Respuesta Polar / Tu canción: Aunque hay que esperar a su cierre para que llegue, gran canción también en la estela de Los Planetas (o Plastic d’Amour) del nuevo disco de Modelo de Respuesta Polar, ‘Más movimientos‘.
Warhaus / Love’s a Stranger: Coincidiendo con su gira por nuestro país, recuperábamos esta excelente canción lanzada este año por el belga Warhaus.
Sen Senra / Toca morder: El gallego Sen Senra sigue mostrando su versatilidad en la estupenda nueva composición que acaba de subir a las plataformas de streaming.
Taylor Swift, Ed Sheeran, Future / End Game: Tercer single oficial de ‘reputation‘, lo nuevo de Taylor Swift, y uno de los grandes growers del disco.

Tulsa / Centauros: Canción que abre y da nombre al último disco de Tulsa, que se vende en formato vinilo y CD junto a una entrada para su presentación de Madrid. Todo ello por 12 euros en Ticketea.
Papaya / ¡Ay, mujer!: Tema principal del nuevo 7″ de Papaya, avance del disco que saldrá el año que viene, y centrado en la figura maternal.
Shame / One Rizla: Entre los artistas que han pasado por Revelación o Timo hay que destacar a Shame, mostrando que el rock no ha muerto de momento.
Renaldo & Clara / Sense voler: Hace un par de semanas estrenábamos el nuevo vídeo de Renaldo & Clara, cuyo disco tiene una posición asegurada en nuestro top 50 anual.
Ballena / El policía del estilo: Los andaluces Ballena podrían captar a seguidores de Lori Meyers y Viva Suecia con las muchas canciones con encanto de su disco debut, que reseñaremos pronto.
Morrissey / I Wish You Lonely: Aun sin estribillo, una de las canciones que merece la pena rescatar del nuevo disco de Morrissey, ‘Low In High School‘, que no está tan mal.
Nuevos Hobbies / Borraría todo lo tuyo: Pasaba por Sesión de Control el encantador tema de lo nuevo de Nuevos Hobbies, muy apto para los seguidores de los primeros La Buena Vida, además entonado por el que fuera vocalista de El Palacio de Linares.
Cala Vento / Sin apenas conocernos: Otro vídeo que estrenábamos recientemente era el nuevo single de otro de los discos del año, el de Cala Vento.
Django Django / In Your Beat: Avance del nuevo álbum de Django Django, que llegará el próximo mes de enero.
Salfvman / Satén: Los fans de Linda Mirada y Brigitte Laverne no pueden perder de vista el trabajo de Salfvman, que hace poco pasaba por «Revelación o Timo«.

Delorean / Bentara noa: La revisión que Delorean han hecho a modo de músicos del catálogo de Mikel Laboa deja este buen sencillo que puede gustar tanto a los seguidores de Laboa como de Moderat.
Susanne Sundfør / Undercover: Entre nuestros Discos Recomendados recientes, el último de Susanne Sundfør en retorno al sonido folk de sus inicios tras popularizarse junto a Röyksopp o en ‘Ten Love Songs’.
Björk, Arca / Arien My Senses: Una de las canciones destacadas de otro disco que ha recomendado mi compañero Jordi Bardají, ‘Utopia‘ de Björk, es la que lo abre.
Ibon Errazkin / Foto aérea: Instrumental que avanza el que será el año que viene el nuevo disco en solitario de Ibon Errazkin de Le Mans, Single y Aventuras de Kirlian.
Charlotte Gainsbourg / Sylvia Says: Una de las canciones destacadas del esperado nuevo disco de Charlotte Gainsbourg es esta ‘Sylvia Says’ que la hija de Jane Birkin dedica a Plath.
Javiera Mena / Dentro de ti: Este lunes nos complacía estrenar el nuevo vídeo de Javiera Mena, popero pero con mensaje. Podéis verlo aquí.
Pimp Flaco / Nuse: Uno de los cantantes de trap más populares del país sigue siendo Pimp Flaco, que acaba de publicar EP con 5 canciones, entre ellas la contagiosa ‘Nuse’.
DELLAFUENTE / Demonia: Pasaba por «la canción del día» otro hit de Dellafuente, ‘Demonia’, que presentaba un vídeo producción de Jägermusic que se acerca al medio millón de reproducciones.
Stefflon Don, Skepta / Ding-A-Ling: Los ritmos trap inundan el tema hipnotizante que se han sacado de la manga Skepta junto a la rapera que este año nominaba el BBC Sound Of.
Ed Sheeran, Beyoncé / Perfect Duet: Cerramos con lo que será recordado como toda una curiosidad, un tema conjunto de Sheeran con Beyoncé.

MissDandy muestran que se puede hacer pop rock excitante desde la veteranía

2

Habitualmente se rebusca entre artistas jóvenes para encontrar esa chispa, la excitación de una canción que renueve nuestro interés por un panorama pop rock que la industria a menudo lleva hacia lugares comunes, cómodos, seguros. No es frecuente, en cambio, encontrar algo así por parte de artistas experimentados, pero a veces ocurre. Es el caso de MissDandy, proyecto comandado por el veterano músico valenciano Julián Nemesio, un artista que ha formado parte de proyectos históricos del pop estatal como Comité Cisne y su exitosa prolongación, Revólver, y que también ha colaborado en Presuntos Implicados, Los Romeos o Seguridad Social.

Tras publicar en 2007 un álbum en solitario bajo el alias de Mónaco –sí, como el grupo que unió a Johnny Marr y Bernard Sumner–, ahora se presenta con un nuevo proyecto en el que comparte protagonismo con otra artista valenciana, Gloria Bas. Un proyecto que pretende remover el panorama estatal satisfaciendo exactamente lo que ellos esperan de la música pop: “¿Qué nos arrastraría imperiosamente a un festival? ¿Qué nos gustaría escuchar cuando encendemos la radio? ¿Qué nos haría bailar en loop más allá de las cinco de la mañana?”, enumeran en su bio.

Aseguran que la respuesta a estas preguntas es ‘Te diré Tango’, el primer disco del grupo que será editado proximamente por Warner Music. Y eso, si nos ceñimos a lo que mostraba su primer single ‘Ahora’, lanzado meses atrás, se traduce en canciones que equilibran sonidos de rock genuino y electrónica, un poco a la manera en que lo hicieron Depeche Mode en la era ‘Violator’, sumado a la actitud un tanto crooner en la voz de Nemesio y un punto El Columpio Asesino. ‘Diré que sí’, presentada el pasado viernes 8 de diciembre, refrenda esas impresiones desde un punto de vista algo más luminoso en lo melódico.

El viaje giratorio de Javiera Mena hacia su propia esencia en el vídeo oficial de ‘Dentro de ti’

14

Semanas atrás la artista chilena Javiera Mena nos presentó el que es el primer adelanto de la continuación del fantástico ‘Otra era‘, disco editado en 2014. Se trata de ‘Dentro de ti‘, una canción que musicalmente es bastante grower y que líricamente contrapone el mundo material ante el espiritual, presentada con un lyric-video muy colorido.

Hoy en JENESAISPOP tenemos el privilegio de presentar el vídeo oficial para este tema. Es una pieza visual dirigida por Sepe –que también ha dirigido clips para Breakbot o Reyko– y producida por O Estudio Creativo, filmada el pasado mes de noviembre en Barcelona, ciudad en la que Javiera pasa algunas temporadas a lo largo del año. El clip presenta a la artista sobre una plataforma giratoria que, a medida que da vueltas, va mostrándola con distintas escenografías y vestuarios, llenos de simbología y que presentan ese viaje interior hacia la esencia de uno mismo del que habla la canción, en oposición a los viajes físicos por distintas ciudades del mundo que se citan en la letra.

«El videoclip parte de una idea y situación inicial: “el mundo exterior” en el que Javiera empieza a leernos -y cantarnos- ese viaje a dentro de sí misma. Todos los elementos presentes en ese primer escenario son los que conformarán los mundos en los que se adentrará más adelante Javiera (la puerta, el reloj de arena, la planta, las flores, el marco; incluso la silla y la lámpara-esfera, que simbolizan el sol y la luna respectivamente). Se crea, de esa manera, un universo visual continuamente conectado entre sí. El viaje culmina en un último “capítulo”, en el que vemos a Javiera sola bailando, quedándose finalmente completamente despojada de todo artificio. Es la última parada de este viaje a su interior», nos explican desde la productora. «Este camino “dentro de ti” se articula a través de Javiera como única protagonista cantando dentro de un set móvil que no para nunca de girar y que va cambiando y evolucionando a medida que ella interpreta la canción. Magritte es una de las fuentes de inspiración, ya que su obra juega constantemente con ese concepto de dimensiones imposibles, la dualidad dentro-fuera, la colisión de mundos contrarios (el desierto y el bosque, que simbolizan ese extenso mundo interior de cada persona) y la idea de la repetición».

Por su parte Javiera nos dice: “Me gustó mucho la idea de Sepe sobre un videoclip en el cual se muestre el girar, como los cuerpos en el espacio giran en el universo y sobre sí mismos. Es un vídeo hecho en una plataforma giratoria en donde todo ocurre dentro de ese movimiento circular. Me encantó como quedó y lo que transmite”. Sobre el trabajo de la chilena, Sepe dice: “Ha sido un verdadero placer trabajar con Javiera. En el vídeo para “Dentro de ti”, Javiera salía en el 100% de los planos, con lo cual fueron muchas horas de rodaje, con muchos cambios de vestuario, iluminación, set… ¡y siempre girando! Ella lo dio todo hasta el último plano y siempre tuvo un “sí” para todo. Nos lo puso muy fácil y tiene una magia y un flow que sin duda cautiva la cámara”.

‘Dentro de ti’ es el primer single que Javiera Mena publica en su nueva compañía discográfica, Sony Music, que previsiblemente editará también su nuevo álbum, que se espera para algún momento de 2018.

John Grant forma un supergrupo llamado Creep Show y comparte ‘Pink Squirrel’

1

John Grant y Wrangler (Stephen Mallinder de Cabaret Voltaire) presentan hoy el primer tema oficial de Creep Show, un grupo formado también por Phil Winter (Tunng) y Benge (John Foxx And The Maths). El disco de Creep Show recibe el nombre de ‘Mr Dynamite’ y verá la luz el próximo 16 de marzo. De momento podemos escuchar un adelanto llamado ‘Pink Squirrel’ que reincide en la electrónica más oblicua de Grant.

Mallinder describe en una nota de prensa Creep Show como «una bestia de múltiples voces y cabezas en la que nadie puede estar seguro de qué está diciendo y haciendo». Grant cita el teatro del absurdo como influencia y dice que más que nada el proyecto es para «pasarlo bien». Se avanza que el tema que cierra el disco durará 9 minutos y se menciona el carácter bailable del proyecto, pues se describe ‘Tokyo Metro’ como «electro Invasores del Espacio» y ‘Modern Parenting’ como synth-funk. ‘Endangered Species’ será experimental y ‘K Marty Johnny’ tendrá «sonidos distorsionados y voces siniestras sobre una electrónica gélida». Kraftwerk han sido una influencia en ‘Fall’ y Moroder en la mencionada ‘Safe And Sound’.

El tracklist quedará así:

1. Mr Dynamite
2. Modern Parenting
3. Tokyo Metro
4. Endangered Species
5. K Mart Johnny
6. Pink Squirrel
7. Lime Ricky
8. Fall
9. Safe and Sound

Apple se compra Shazam y podría cerrar la tienda musical de iTunes en 2019

16

Este puente Digital Music News ha publicado la noticia de que la tienda digital de iTunes está ya trabajando en su cierre gradual, que tendría lugar en menos de 2 años. La tienda tendría pensado aguantar el tipo durante estas Navidades y las que viene, pero cerraría definitivamente a poco de comenzar 2019. Desde Apple niegan que estén trabajando en un cierre gradual, pero el artículo cita diversas fuentes cercanas a Apple, si bien estas habrían evitado las comunicaciones a través de mail para que sus nombres no salgan a la luz.

La noticia en cualquier caso no sorprendería a casi nadie tras observar la situación del mercado. La tienda digital de iTunes ha sido poco menos que un adorno en mercados como España o Japón, mientras en mercados clave como Estados Unidos o Reino Unido, y pese al éxito de lanzamientos aislados como los de Taylor Swift o Drake, se ha visto profundamente afectada por el asentamiento del streaming. Solo en los seis primeros meses del año, la descarga de pistas de iTunes USA ha bajado un 24% y la de discos completos un 20%. Se espera que el descenso sea del 30% en 2018 y nadie imagina a un gigante como Apple manteniendo un servicio en profunda decadencia porque sí.

Apple, que acaba de comprarse Shazam y anuncia «planes emocionantes» al respecto, se concentraría en seguir desarrollando su modelo de streaming Apple Music, que acaba de rebasar los 30 millones de suscriptores, por los 60 millones de Spotify en Estados Unidos (140 si contamos los que no son premium, Apple Music no tiene modelo gratuito).

Cabe preguntarse quién cogería el testigo para beneficiarse de esas copias digitales que en el caso excepcional de Swift, Adele, Beyoncé, Post Malone o Drake sí se continúan contando por millones.

Pitchfork reivindica el remix de ‘Mi gente’, pero no ‘Despacito’ ni ‘Havana’ en su lista de 2017

22

Pitchfork ha publicado su esperada lista de mejores canciones de 2017, capitaneada por ‘Bodak Yellow’ de Cardi B, la primera canción de una rapera en solitario en ser top 1 en Estados Unidos en casi 20 años. El single ha dejado en el puesto 2 al favorito del site Kendrick Lamar, que queda en el puesto 2 con ‘DNA’ (después vuelve a aparecer en el top 100 con diferentes canciones). Lorde queda en el número 3 con ‘Green Light’ y además sorprende que vuelva a aparecer en el puesto 42 no con uno de los singles promocionales de ‘Melodrama’, sino con ‘The Louvre’. El top 10 se completa con temas de SZA, Lil Uzi Vert, Frank Ocean, King Krule, Future y Kelela.

No han cabido lo que podríamos interpretar guilty pleasures a ojos del site como Taylor Swift, Dua Lipa, Katy Perry o Ed Sheeran, pero sí ‘Sign of the Times’ de Harry Styles (puesto 87), ‘Bad Liar’ de Selena Gomez (puesto 48), ‘Cut to the Feeling’ de Carly Rae Jepsen (puesto 30), ‘Slide’ de Calvin Harris (puesto 20) y ‘Boys’ de Charli XCX (puesto 10). Lana del Rey, con quien el site de Chicago parece tener una relación amor/odio, es puesto 28 con ‘Love’.

Había cierta curiosidad por averiguar si Pitchfork cedía ante algunos de los macroéxitos latinos del año, pero ni ‘Despacito’ ni ‘Havana’ de Camila Cabello han sido de su agrado. ‘Mi gente’ de J Balvin aparece en el puesto 90, pero es en su remezcla con su artista fetiche Beyoncé. En verdad, su artista latino favorito continúa siendo Arca, número 25 con ‘Desafío’. Entre las curiosidades, aparece en el puesto 78 ‘On Hold’ de The xx, editada a principios de noviembre de 2016 y descartada de su lista del año pasado, pues NO fue «best new track«.

Roger Waters / Is This the Life We Really Want?

9

A sus 74 años Roger Waters sigue muy cabreado. Y no le culpamos. Alguien como él que, ya sea en solitario o a través de Pink Floyd, de siempre ha contemplado la música como un arma de denuncia sociopolítica, no está pasando precisamente por un buen momento ahora que Trump es el mandamás del mundo y el Reino Unido ya está perfilando la estrategia para salirse de la Unión Europea a través de ese circo mediático que responde al nombre de Brexit. Si bien su último álbum de estudio de 1992 (siempre y cuando se obvie la ópera ‘Ça Ira’ de 2005), ‘Amused To Death’, denunciaba la pasividad de los medios de comunicación y la clase política ante la guerra, ahora el británico pone sobre la mesa una pregunta que muchos nos hacemos en la intimidad: ¿cómo hemos llegado a este escenario de delirio colectivo?

Escuchar ‘Is This the Life We Really Want?’ inevitablemente hace sacar al pesimista que uno lleva dentro porque muchas son las cuestiones que se plantean y pocas las soluciones que se ponen sobre la mesa para intentar encauzar estos problemas de alcance global. Pero hablando estrictamente de lo musical que aquí se puede encontrar, sin duda, este es un álbum más accesible que el que editó en 1992 y que no disimula muchos de los recursos que en su día Pink Floyd ya explotó. Ahí están ‘Bird in a Gale’ o ‘The Last Refugee’, por ejemplo, con ese tic por incluir cortes de voz, algo que ya hizo en su banda durante los setenta.

Aunque un punto a tener muy en cuenta en esta ocasión es la influencia que Nigel Godrich ha tenido como productor. Su imprenta es tal que una de las canciones más ambiciosas del lote, la ya mencionada ‘The Last Refugee’ (que habla sobre la historia de un padre que se ve obligado a dejar a su hijo por la guerra), bien podría haber formado parte del ‘Sea Change’ de Beck, uno de los discos que produjo. Sin embargo, si algo sobresale a lo largo del álbum es el toque Radiohead que el productor ha añadido a piezas como ‘When We Were Young’ (un interludio muy ‘OK Computer’ que podría colar como el nuevo ‘Fitter Happier’) o el tema titular, que además de incluir una de las frases más lapidarias del disco (“Every time a nincompoop becomes the president”) podría perfectamente regrabarse con la voz de Thom Yorke encima. Asimismo, los arreglos de cuerda que sobrevuelan en parte de estas canciones también se las debemos a Godrich, aportando las justas dosis de grandilocuencia en ‘Déjà Vu’ y la muy Springsteen ‘Broken Bones’; o como refuerzo a uno de los momentos más progresivos del largo, ‘Picture That’, que de primeras parece un descarte de ‘The Wall’.

En la segunda mitad los temas sociopolíticos pasan a un segundo plano y el resultado se ve algo resentido. Sin ir más lejos, quien tuviera la idea de dividir las últimas tres canciones, que en realidad funcionan como una, se equivocó. Pero más allá de eso es digno de aplaudir que el británico, aparte de vivir de rentas en sus giras, siga con la motivación de poner a examen el mundo que nos rodea y firme un disco que, pese a estar lejos de la perfección, cuenta con números interesantes que pueden hacer que los más jóvenes rescaten su discografía previa o se adentren en el universo de Pink Floyd.

Calificación: 7/10

Lo mejor: ‘The Last Refugee’, ‘Picture That’, ‘Broken Bones’

Te gustará si: sigues adorando por encima de todas las cosas a Pink Floyd y no te da miedo enfrentarte a discos intensos de temática sociopolítica 

Escúchalo: Spotify

Josh Homme de Queens of the Stone Age patea la cara de una fotógrafa y luego pide disculpas

15

Durante un concierto navideño promovido por la conocida emisora de Los Ángeles KROQ el pasado sábado, el líder de Queens of the Stone Age Josh Homme propinó una fuerte patada en la cabeza a una fotógrafa que, junto con otros compañeros de profesión, cubría el evento en el foso bajo el escenario, según reportan distintos medios internacionales. Aunque Chelsea Lauren, la mujer agredida, continuó trabajando tras el incidente fotografiando las posteriores actuaciones de Thirty Seconds To Mars y Muse, más tarde hubo de ser hospitalizada a causa de las heridas. Lauren ha declarado a Variety que va a denunciar al músico por lo que considera fue una agresión intencionada.

Por su parte, Josh Homme ha publicado un comunicado en Twitter reconociendo que pateó “varios equipamientos y focos sobre el escenario”, pero que no fue consciente hasta que vio las noticias de haber pateado en la cara a la periodista gráfica. En el mismo escrito asegura que fue involuntario y le pide disculpas. Posteriormente ha subido otro vídeo con más disculpas, en el que le vuelve a pedir perdón y la invita a hacer «lo que tenga que hacer», probablemente en referencia a la denuncia.

Hay un vídeo en Instagram subido por la propia fotógrafa que muestra perfectamente el momento del golpe de Homme, además de dos instantáneas anteriores al impacto –en la que se ve a Homme claramente mirando y hasta sonriendo a la cámara–, por lo que no resulta muy difícil juzgar su intencionalidad. Durante el concierto, según los asistentes, Homme mostró un comportamiento errático y agresivo: se realizó a sí mismo un corte en la frente con un cuchillo y pasó parte de la actuación sangrando, además de repetir varias veces “que les jodan a Muse” y mostrar su satisfacción por los abucheos de parte del público.

Queens of the Stone Age han publicado este año el notable ‘Villains’, disco que presentarán en España dentro del cartel del festival Mad Cool 2018.

Thank you everyone that has reached out with supportive messages. A small update, as I'm being flooded with questions: My neck is a sore, my eyebrow bruised and I'm a bit nauseous. The doctor released me early in the morning. Here are three images. Two of them as Josh looked at me, smiled and then kicked me. The other one is later after he cut his own face with a knife. I was in the pit in tears – and he just stared at me smiling. Assault in any form is not okay, no matter what the reasoning. Alcohol and drugs are no excuse. I was where I was allowed to be, I was not breaking any rules. I was simply trying to do my job. I hold nobody accountable for this but Josh himself. KROQ has nothing to do with this and I will always support them. The irony is someone had thrown an ice cube on to the very slick catwalk before the QOTSA set. I was afraid that one of the band members might slip and hurt themselves so, when the lights went dark, I used my arm to wipe down the runway so nobody would hurt themselves. Thank you to @variety for their immediate concern and care with this matter. As of now, nobody from QOTSA has reached out to me. #queensofthestoneage #QOTSA #JoshHomme

Una publicación compartida de Chelsea Lauren (@chelsealaurenla) el

Lily Allen se ve obligada a adelantar su single ‘Trigger Bang’ después de que este se filtre

12

Esta mañana Lily Allen amanecía con una desagradable noticia: el nuevo single que preveía publicar de forma inminente se filtraba en distintos sitios webs. Se trata de una canción llamada ‘Trigger Bang’ en la que colabora el MC de grime británico Giggs y que ha sido compuesta también con Fryars, colaborador frecuente de la intérprete de ‘Smile’. Así las cosas, Allen ha decidido –si es que le quedaba otro remedio, claro– y hacer como Björk cuando se filtró ‘Vulnicura’: acelerar su lanzamiento oficial.

Así lo ha comunicado ella misma esta mañana en Twitter y, aunque de momento no está en plataformas de streaming («eres libre de tuitear a Parlophone y Warner y contarle tus sentimientos», respondía a un fan que le pedía que la subiera ya a Spotify), ya puede escucharse en buena calidad en algunos sites que la propia Lily ha retuiteado. El tema es un medio tiempo con gran peso de un piano y efectivamente comienza con unos versos de Giggs, antes de que Allen pase a gobernar la canción con la parte melódica en la que destaca su estribillo repleto de sonidos de disparos a los que elude el título de la canción.

Por otra parte, su letra reconoce que el «vendaval» de la fama, «la cocaína calmaba el dolor cuando llegaba la vergüenza», y que «alimenta sus adicciones». Por eso «no puede salir con el grupo de gente guay; todo el mundo es un gatillo, bang, bang bang, bang». Allen ya adelantó que su próximo disco –en principio titulado ‘The 4th Wall’, aunque no esté confirmado– hablaría sobre política, su divorcio, sus hijos y el abuso de sustancias. De concretarse este lanzamiento, coincidiría con la publicación de sus anunciadas memorias.

Actualización: El tema ya está en streaming:

La Canción del Día: Sunflower Bean brillan como unos Fleetwood Mac lo-fi en ‘I Was A Fool’

3

El jovencísimo trío neoyorquino Sunflower Bean debutaba el año pasado con ‘Human Ceremony’, un disco algo disperso en el que cabían ecos de Tame Impala, R.E.M., The Cure que, pese a sus debilidades, dejaba claro que estábamos ante una banda con potencial. Ahora, tras cambiar el sello Fat Possum por Mom + Pop (en el que militan, por ejemplo, Flume, Hinds, Courtney Barnett o Parquet Courts), regresan para tratar de demostrarlo con nuevas canciones.

La primera de ellas es esta ‘I Was A Fool’ que presentaron semanas atrás, un tema que pese a su encantador sonido lo-fi, les muestra capaz de brillar en su aproximación al universo Fleetwood Mac (curiosamente coincidide en el tiempo en esta sección con otro tema de similar resonancia). Sostenida en una increíble línea de bajo de Julia Cumming y, sobre todo, el diálogo vocal entre esta y el guitarrista y también cantante Nick Kivlen, ‘I Was A Fool’ suena a cómo podría hacerlo una surete de revisión de ‘Dreams’ a cargo de Girls.

Cuentan Cummings, Kivlen y el batería Jacob Faber que la canción fue fruto de la improvisación en el local de ensayo y que la letra fue escrita sobre la marcha, de forma algo aleatoria. Curiosamente, el trasfondo de la misma parece encajar a la perfección con la historia que nos cuenta su vídeo oficial, la de una chica que va al baile de fin de curso del instituto con un chico que la deja tirada nada más llegar por sus amigotes (“Noté que me caía donde había estado de pie / Si yo estaba ciega, tú eras despiadad” versus “Fui un tonto que perdió su manada / soy solo un niño que no puede mantener su palabra”). El grupo ejerce de grupo musical en la fiesta, con Nick como una suerte de Dylan de nuevo cuño y Julia explotando su faceta más sensual.

Por el momento no se ha concretado si ‘I Was A Fool’ formará parte de un nuevo trabajo de Sunflower Bean que pueda ver la luz en los próximos meses.

‘La forma del agua’, ‘Feud’ y ‘Big Little Lies’, favoritas para los Globos de Oro

17

La forma del agua‘, la última película de Guillermo del Toro, estrenada en el pasado Festival de Sitges, parte como favorita para la 75ª edición de los Globos de Oro al haber obtenido hasta 7 nominaciones. ‘Los archivos del Pentágono’ de Steven Spielberg y ‘Tres anuncios en las afueras’ de Martin McDonagh optarán a 6 galardones. Las tres películas compiten en drama y no en comedia, y se enfrentarán por el galardón a mejor drama con ‘Call Me by Your Name’ de Luca Guadagnino y ‘Dunkerque’ de Christopher Nolan. En cuanto a mejor comedia encontramos nominadas ‘Déjame Salir’, ‘El gran showman’, ‘Lady Bird’, ‘The Disaster Artist’ y ‘Yo, Tonya’.

Los Globos de Oro también tienen premios televisivos, y ahí encontramos ‘Juego de tronos‘, ‘The Crown’, ‘El cuento de la criada‘, ‘Stranger Things’ y ‘This Is Us’ nominadas a mejor drama; ‘Black-ish’, ‘The Mavelous Ms Maisel’, ‘Master of None’, ‘SMILF’ y ‘Will & Grace’ a mejor comedia; y ‘Big Little Lies’, ‘Fargo’, ‘Feud’, ‘The Sinner’ y ‘Top of the Lake’ en mejor miniserie. Las recomendables ‘Big Little Lies’ y ‘Feud‘ serían las series más nominadas, aunque ojo porque sus actrices en ambos casos tendrán que competir con compañeras de reparto (Jessica Lange contra Susan Sarandon -ambas por ‘Feud’- y Reese Witherspoon contra Nicole Kidman por ‘Big Little Lies’). ‘Twin Peaks’ no ha logrado más nominación que la de Kyle MacLachlan como mejor actor de miniserie.

Entre las curiosidades, hay que destacar a Mary J Blige, que además de ser nominada a mejor canción lo es a mejor actriz de reparto, en ambos casos por ‘Mudbound’. Mary J Blige tiene que vérselas con ‘The Star’ de Mariah Carey y Marc Shaiman, ‘This Is Me’ de Benj Pasek y Justin Paul’, ‘Remember Me’ de Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez y ‘Home’, interpretada y co-escrita por Nick Jonas. Por otro lado, Jonny Greenwood de Radiohead tiene una nominación por su contribución a la banda sonora de ‘El hilo fantasma’. Se enfrenta a Hans Zimmer, John Williams, Alexandre Desplat y Carter Burwell. Los premios se fallan la noche del 7 al 8 de enero.

MEJOR PELÍCULA (DRAMA)
Call Me by Your Name
Dunkerque
Los archivos del Pentágono
La forma del agua
Tres anuncios en las afueras

MEJOR PELÍCULA (COMEDIA O MUSICAL)
The Disaster Artist
Déjame salir
El gran showman
Yo, Tonya
Lady Bird

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN
El bebé jefazo
The Breadwinner
Coco
Ferdinand
Loving Vincent

MEJOR PELÍCULA EN LENGUA EXTRANJERA
Una mujer fantástica
Se lo llevaron: recuerdo de una niña de Camboya
Aus dem Nichts
Sin amor
The Square

MEJOR DIRECTOR
Guillermo del Toro, por La forma del agua
Martin McDonagh, por Tres anuncios en las afueras
Christopher Nolan, por Dunkerque
Ridley Scott, por Todo el dinero del mundo
Steven Spielberg, por Los archivos del Pentágono

MEJOR GUIÓN
Guillermo del Toro y Vanessa Taylor, por La forma del agua
Greta Gerwig, por The Lady Bird
Lizz Hannah y Josh Singer, por Los archivos del Pentágono
Martin McDonagh, por Tres anuncios en las afueras
Aaron Sorkin, por Molly’s Game

MEJOR CANCIÓN
Home, de Ferdinand
Mighty River, de Mudbound
Recuérdame, de Coco
The Star, de Se armó el belén
This is me, de El gran showman

MEJOR BANDA SONORA
Tres anuncios en las afueras
La forma del agua
El hilo fantasma
Los archivos del Pentágono
Dunkerque

MEJOR ACTRIZ (DRAMA)
Sally Hawkins, por La forma del agua
Frances McDormand, por Tres anuncios en las afueras
Meryl Streep, por Los papeles del Pentágono
Jessica Chastain, por Molly’s Game
Michelle Williams, por Todo el dinero del mundo

MEJOR ACTOR (DRAMA)
Timothée Chalamet, por Call me by your name
Daniel Day-Lewis, por El hilo fantasma
Tom Hanks, por Los archivos del Pentágono
Gary Oldman, por El instante más oscuro
Denzel Washington, por Roman J. Israel, Esq

MEJOR ACTRIZ (COMEDIA O MUSICAL)​​​​​​
Judi Dench, por La reina Victoria y Abdul
Margot Robbie, por Yo, Tonya
Saoirse Ronan, por Lady Bird
Emma Stone, por La batalla de los sexos
Helen Mirren, por The Leisure Seeker

MEJOR ACTOR (COMEDIA O MUSICAL)
Steve Carell, por La batalla de los sexos
Ansel Elgort, por Baby Driver
James Franco, por The Disaster Artist
Hugh Jackman, por El gran showman
Daniel Kaluuya, por Déjame salir

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
Mary J. Blige, por Mudbound
Hong Chau, por Una vida a lo grande
Allison Janney, por Yo, Tonya
Laurie Metcalf, por Lady Bird
Octavia Spencer, por La forma del agua

MEJOR ACTOR DE REPARTO
Willen Dafoe, por The Florida Project
Sam Rockwell por Tres anuncios en las afueras
Armie Hammer por Call me by your name
Richard Jenkins, por La forma del agua
Christopher Plummer, por Todo el dinero del mundo

MEJOR SERIE (DRAMA)
The Crown
Juego de Tronos
El cuento de la criada
Stranger Things
This is us

MEJOR SERIE (COMEDIA O MUSICAL)
Black-ish
The Marvelous Mrs. Maisel
Master of None
SMILF
Will & Grace

MEJOR MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN
Big Little Lies
Fargo
Feud: Bette and Joan
The Sinner
Top of the Lake

MEJOR ACTOR (DRAMA)
Jason Bateman, por Ozark
Sterling K. Brown, por This Is Us
Freddie Highmore, por The Good Doctor
Bob Odenkirk, por Better Call Saul
Live Schreiber, por Ray Donovan

MEJOR ACTRIZ (DRAMA)
Caitriona Balfe, por Outlander
Claire Foy, por The Crown
Maggie Gyllenhaal, por The Deuce
Katherine Langford, por Por 13 razones
Elisabeth Moss, por El cuento de la criada

MEJOR ACTOR (COMEDIA O MUSICAL)
Anthony Anderson, por Black-ish
Aziz Ansari, por Master of None
Kevin Bacon, por I Love Dick
William H. Macy, por Shameless
Eric McCormack, por Will & Grace

MEJOR ACTRIZ (COMEDIA O MUSICAL)
Pamela Adlon, por Better Things
Alison Brie, por Glow
Rachel Brosnahan, por The Marvelous Mrs. Maisel
Issa Rae, por Insecure
Frankie Shaw, por SMILF

MEJOR ACTOR DE MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN
Robert De Niro, por The Wizard of Lies
Jude Law, por El joven papa
Kyle MacLachlan, por Twin Peaks
Ewan McGregor, por Fargo
Geoffrey Rush, por Genius

MEJOR ACTRIZ DE MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN
Jessica Biel, por The Sinner
Nicole Kidman, por Big Little Lies
Jessica Lange, por Feud: Bette and Joan
Susan Sarandon, por Feud: Bette and Joan
Reese Witherspoon, por Big Little Lies

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN SERIE, MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN
Laura Dern, por Big Little Lies
Ann Dowd, por El cuento de la criada
Chrissy Metz, por This Is Us
Michelle Pfeiffer, por The Wizard of Lies
Shailene Woodley, por Big Little Lies

MEJOR ACTOR DE REPARTO DE SERIE, MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN​​​​​​
Alfred Molina por Feud: Bette and Joan
Alexander Skarsgard, por Big Little Lies
David Thewlis, por Fargo
David Harbour, por Stranger Things
Christian Slater, por Mr. Robot

Lagartija Nick: «Nosotros somos la multinacional de las voces de nuestro barrio»

2

Tras reediciones y celebraciones varias en torno a sus primeros discos y el celebrado ‘Omega‘ junto a Enrique Morente, al fin Lagartija Nick han publicado un nuevo disco propio, 6 años después de ‘Zona de conflicto’. ‘Crimen, sabotaje y creación‘ es un disco inconformista que dispara en varias direcciones: la reivindicación de la lucha proletaria, del folclore andaluz y de la poesía como manifestaciones de rebeldía en un mundo que piensa de manera cada vez más uniforme y polarizada.

Además es un disco profundamente inspirado en la obra de Jesús Arias, una importante figura en el underground granadino de las tres últimas décadas fallecido en 2015 que, además, era hermano del alma-máter del grupo, Antonio Arias. Su personalidad y también algunos de sus poemas y canciones pueblan este nuevo álbum, que es a la vez un homenaje y un acto de justicia poética. Sobre todas esas cuestiones, y algunas más charlamos hace unos días con Antonio y Juan Codorníu en la terraza de un hotel en Barcelona, horas antes del concierto que ofrecieron en la Sala Apolo. La próxima parada de esta gira de presentación será el día 15 de diciembre, en la sala Rock City de Valencia (entradas aquí).

Han pasado 6 años desde ‘Zona de conflicto‘ hasta este nuevo álbum, que es el lapso de tiempo más largo que habéis tenido nunca entre álbumes. ¿A qué se ha debido?
Antonio Arias: La inercia que llevábamos de trabajo se rompió en 2010 cuando publiqué el primer ‘Multiverso’. ‘Zona de conflicto’ salió en 2011, pero había otros proyectos que llamaban más fuerte, como los dos Multiversos, porque surgió la oportunidad de trabajar con David Jou, Doctor en Física que trabaja aquí en la UAB, un gran divulgador científico y también un poeta increíble. Luego estaban también los discos de Los Evangelistas, solos y con Soleá Morente.

Juan Codorníu: Además, ten en cuenta que la reedición de ‘Omega’ nos ocupó mucho tiempo, porque fueron también los directos. La preparación de cada concierto de ‘Omega’ nos llevaba aproximadamente un mes de tiempo, con tanta gente implicada, ojo.

“[La muerte] de Jesús fue una explosión, y buscamos la manera de dar lo mejor de nosotros en cuanto a las letras, abrir la música…”

¿Entonces cuándo surge la oportunidad de volver a grabar con vuestra primera formación?
J: La primera reunión que tuvimos fue con la reedición de ‘Inercia’, y poco a poco se fue creando una dinámica de banda normal. Cuando acabaron esas giras, nos dimos cuenta de que Lagartija Nick estaban de nuevo consolidados y surgió la necesidad de sacar otra trabajo, entre otras cosas porque necesitábamos divertirnos con temas nuevos.

A: Durante la gira por las reediciones del catálogo de Sony nos lo pasábamos muy bien, teníamos un repertorio hecho y ningún compromiso. De ahí fue surgiendo la idea de hacer un disco nuevo. Nos decíamos en los viajes «¿queremos grabar un disco?» y todos gritábamos «sí, queremos grabar un disco». A partir de ahí fuimos sumando temas, el de Juan [NdE. ‘Nuda vida’] fue uno de los primeros… Cuando ocurrió lo de Jesús ya fue una explosión, y buscamos la manera de dar lo mejor de nosotros en cuanto a las letras, abrir la música, etcétera.

Mencionas la muerte de tu hermano. ¿Fue entonces ese el catalizador, la chispa que os hizo percibir que era el momento de grabar un nuevo disco?
A: Teniendo nuevas canciones y un sonido muy rodado, lo de mi hermano fue como una explosión que influyó en el disco, claro. Al final se reflejan en él cierta melancolía, cierta ira… un poco como las cinco fases del dolor. Pero desde antes teníamos claro que queríamos hacer ‘Agonía, agonía’, por ejemplo. ‘Europa, Europa’ sí la incorporamos después. [NdE: ambas son versiones de Qüasar, el último proyecto musical de Jesús Arias] También influyó en las letras. Queríamos recuperar algunos textos inéditos suyos que daban otra dimensión al álbum, porque implicaban una vuelta al lorquismo de las letras y escarbamos en nuestro alrededor más cercano, nuestras tradiciones. Muchas letras cobraban un nuevo sentido, polidimensionan el disco.

J: Ciertamente eso le dio consistencia, porque al principio los temas iban apareciendo de una manera dispersa y el homenaje a Jesús amalgama todo. Le da una coherencia, aun ocurriendo cosas diferentes. Le da una entidad, no de disco conceptual, pero sí de álbum, de trabajo completo, más que de canciones individuales.

El espíritu de Jesús, ya sea con sus canciones, sus letras o por la propia inspiración, impregna todo el disco. ¿Habéis llegado a percibirlo casi como un 5º (o 6º, porque lleváis un teclista en directo) Lagartija Nick?
A: Totalmente, es como traerle a la vida como colaborador necesario. Hay cierta nostalgia también de otros discos en los que trabajamos codo con codo, en el ‘Su’, en el ‘Omega’… Luego ya fue más aleatorio. También influye su figura como periodista y como víctima de las reformas laborales, que cargan eso de mala leche. Pero a la vez hemos querido hacerlo desde la estética, como una reivindicación fuerte en el fondo pero cuidando artísticamente la forma.

“‘La soledad es política’ o ‘La leyenda de los Hermanos Quero’ son evidentemente una consecuencia de ‘Omega’”

‘Crimen, sabotaje y creación’ conserva la esencia de Lagartija Nick pero también diría que es el primero, desde ‘Omega’, en el que introducís de una forma más clara el folclore. ¿Por qué ahora y no antes?
J: Yo creo que el disco tiene varios pasajes, van ocurriendo distintas cosas. En algunos recuperamos el sonido de nuestros tres primeros discos, no exactamente igual sino actualizado. Y luego está esa otra vertiente que recupera o investiga en el folclore andaluz, como ‘La soledad es política’ o ‘La leyenda de los Hermanos Quero’. Son evidentemente una consecuencia de ‘Omega’, pero igual que no volvemos a repetir exactamente el mismo sonido de aquellos discos no volvemos a hacer ‘Omega’, sino que llevamos un poco más allá esa influencia que ya forma parte de Lagartija Nick.

A: Estilísticamente en varios discos hay temas que han tenido la base de trabajo de ‘Omega’. Y también ten en cuenta que la reedición de ‘Omega’ ha llevado dos años de trabajo, hemos tenido que revisar unos 15 DATs, reescuchando todo aquel material, que creo que nos ha fortalecido musicalmente. No como recreación, en plan “vamos a hacer otra ‘Ciudad sin sueño’”, sino de hacer cosas distintas con esos mismos elementos.

Habladme un poco de ‘La leyenda de los Hermanos Quero’. En muchos sentidos, parece el tema central del álbum, como si todo el disco se vertebrara alrededor de él. ¿Es así?
A: “Los Quero” viene de una necesidad amorosa de reconocer a Víctor “Charico”, que es el cantaor que aparece en medio del tema. Es uno de los grandes de su tiempo, reconocido por todos los flamencos, pero tenía un pánico escénico tremendo, pasaba unos nervios terribles para subirse al escenario. Era el mejor de su generación, hasta Morente quiso producirle un álbum y él no se dejó. Él era íntimo amigo nuestro y murió, como mi hermano, víctima de una profunda depresión. Hablé con su madre y nos dijo que querían hacerle un homenaje, y no se nos ocurrió mejor manera que contando la historia de sus abuelos, porque los Quero son sus tíos-abuelos. Pudimos hablar con otro de los hermanos, que era adolescente cuando ellos murieron, y así mezclamos lo que se refleja en los libros con la historia oral.

“El disco se puebla de muertos, pero muertos con mucha vida”

Es también una historia de silencio, el de “Charico” y el que el régimen mantuvo sobre sus tíos-abuelos, de sacar el “teatro bajo la arena” que decía mi hermano [NdE: en el álbum hay una canción con ese título]. Ahí se subliman todas esas ideas, y además es una manera de reivindicar el Albaycín, el Sacromonte, no solo literariamente sino como un espacio telúrico que nos influye multidisciplinarmente. A partir de ahí nos dimos cuenta que su historia era la de la gente humilde, la gente del campo, que se relaciona a su vez con la sevillana de Gente del Pueblo que también versionamos en el disco, nos dimos cuenta que era su misma lucha. Todo empezó a fluir, Víctor, Jesús, los Quero… el disco se puebla de muertos, pero muertos con mucha vida.

También nos ofreció una manera de mirar el flamenco de otra manera: comienza cantando Juan Pinilla por granaínas, pero luego adquiere una dimensión de balada andina, a lo Víctor Jara, luego vuelve a aparecer el flamenco… La valentía de esas personas que estábamos reivindicando nos llevó a ser creativos a la hora de tratar palos que no habíamos hecho, con ojos ilusionados y nuevos. Porque el flamenco no es todo ‘Ciudad sin sueño’, que antes citábamos, con ese dramatismo, también hay una reivindicación popular.

Eso iba a decir, que se trata de una historia local que tiene una proyección universal. No solo como reivindicación de la memoria histórica, que aún sigue siendo una laguna, sino como inspiración proletaria contra las oligarquías, que es uno de los ejes del disco. ¿Está inspirado o guarda cierta relación con el hecho de que el revulsivo de la izquierda en España haya llegado del ámbito local?
J: Es cierto que es un disco comprometido políticamente y con los tiempos que corren, es necesario. En la buena tradición de la izquierda, se reivindica lo local pero siempre con una vocación internacionalista, de solidaridad internacional. La recuperación de esas historias locales, populares conectan con un universo más amplio. Eso, a la vez, es un concepto bastante contemporáneo.

“[Publicar en una multinacional] era una manera de utilizar el sistema para hacerte oír, como una especie de troyano”

También hay un claro enfrentamiento o denuncia del pensamiento único, dictado por las grandes corporaciones. Pero claro, habrá quien señale que lanzáis este discurso desde una multinacional. ¿Os resulta incómodo?
J: Hablando en términos de izquierda, la contradicción es algo propio de los movimientos que cambian la historia. [Risas] A ver, [NdE: Universal Music] nos han prestado ese apoyo, no nos han puesto objeciones absolutamente a nada y también era una manera de utilizar el sistema para hacerte oír, como una especie de troyano.

A: En nuestro caso no es la primera ve que publicamos con una multinacional y nuestra postura ya era esta misma, siempre ha existido este “juego”. Nunca se han metido con nuestras letras aunque siempre han ido en este sentido. En este caso, trabajamos con el mismo equipo que con la reedición de ‘Omega’ y tenían interés, aunque nosotros estábamos ya haciendo el disco por nuestra cuenta. Ellos se ofrecieron a amplificar nuestro discurso, y el hecho de destacar un single como ‘La leyenda de los Hermanos Quero’ es honesto y trasluce lo que cuenta nuestro disco. Ten en cuenta que, a su vez, nosotros somos la multinacional de las voces de nuestro barrio, los movimientos vecinales, en los que estamos muy implicados. Nuestro interés está en modificar nuestros barrios para crear un modelo de convivencia que sea fractal, que lo pequeño vaya determinando la política estatal. Por ejemplo, aquí en Cataluña se habla de una situación política, pero la realidad social es otra que es la que realmente merece nuestra atención, cómo humanizar una ciudad, Barcelona, que está invadida por el turismo. Ese discurso no interesa a nivel institucional. Pero al menos, aunque no a la velocidad que nos gustaría, sí se está creando un movimiento de base, desde el 15M en adelante, que sí se orienta a modificar ese modelo, trabajando de abajo a arriba.

“Ese hedonismo reinante, la autocensura… Es un poco como si el sistema político se hubiera trasladado a la música también”

El hecho de que reivindiquéis las canciones de Jesús Arias en Qüasar es, en cierto modo, una forma de rebeldía también, ¿no? Señalar que hay cosas bonitas sucediendo al margen de la industria…
A: A mi hermano se le acusaba de que hacía letras muy complejas y le decían “eso nadie te lo va a editar, nadie lo va a querer publicar”. Nosotros siempre hemos defendido esa manera de escribir. Se trata de sacar a la luz esa contradicción, cuando los propios músicos se censuran a sí mismos o a otros creadores dando por hecho que eso es impublicable. Curiosamente, en un lenguaje que a priori parecía más hermético, está resultando de los más comprensibles. Es cierto que… Nosotros queríamos sacar como primer single una de las versiones de mi hermano [NdE: se refiere a ‘Agonía, agonía’, como al final ha sucedido] y la compañía nos dijo “es que la letra dice “mi miedo a morir”…”. [Risas] Y nosotros queremos incidir en eso, en el orgullo de demostrar que estas canciones pueden ser singles. Necesitamos que nos apoyen en esta otra manera de ver la música, que en el fondo es otra manera de ver la sociedad. De lo otro, ya hay mucho, ese hedonismo reinante, la autocensura… Es un poco como si el sistema político se hubiera trasladado a la música también.

J: En cierta medida también hay un alegato a la diversidad. De la misma manera que hay otras andalucías, otras cataluñas, también hay otra manera de escribir canciones y letras. Y huir un poco del pensamiento único, como mencionabas antes, que intenta simplificarlo todo al extremo, de una manera exclusivamente dual y que te hace sentirte excluido porque no te sientes reconocido. Y entre ambos polos, hay un arcoiris.

¿Hay algo que hayáis descubierto o aprendido sobre él, sobre Jesús, durante la creación y grabación del disco?
A: Varias cosas… Hay un detalle en el disco y que yo no recuerdo haber hablado nunca con él… En el proceso de “violación” de sus cosas personales, después de su muerte, descubrimos un proyecto para Lagartija Nick que se llama Megadrive. Consistía en musicar una carrrera de Fórmula 1. Los movimientos eran “Entrada a boxes”, “Salida”… [Risas] Una cosa muy loca. Y lo incorporamos en el corte que cierra el disco, ‘Exilio/Adagio Súbito’, junto con esa composición orquestal que encontró mi hermano José Ángel y que había hecho él en el 99, empleando solo un ordenador. Posiblemente si me lo hubiera llegado a comentar en su momento le hubiera dicho “esto es una locura”, pero observado a posteriori adquiría sentido. Él era una de esas personas que tienen varias capacidades y son brillantes en todas ellas. Otra cosa en la que nos hemos inspirado en él es el arte del disco, esa estética fanzinera, poniendo entrevistas aquí y allá entre los textos del disco, de modo un tanto aleatoria. Él acumulaba montañas de fanzines que coleccionaba. Es un guiño a su faceta periodística, también.

¿Cuál ha sido el tema más difícil de sacar adelante y por qué?
A: Seguramente uno de los más sencillos. Siempre suelen ser los más complicados de acabar… [Risas]

J: Las sevillanas… [NdE: ‘Soy de otra andalucía’, adaptación de Gente del Pueblo, conjunto folclórico andaluz con letras proletarias, en activo desde los años 70]. No nos metíamos muy bien en el riapitá-riapitá.

A: ¡Es verdad! La habíamos ensayado alguna vez por encima y parecía que estaba. Pero cuando estábamos cerrando ya las sesiones de las bases, que las tocábamos todos en directo, y no pudo ser. Tuvimos que hacerla al final con claqueta…

J: Ya en la grabación, David Fernández, que toca la batería en ese tema, se trajo unas castañuelas y así conseguimos meternos todos en ello.

A: También nos ayudó mucho que viniera a la grabación uno de los integrantes de Gente del Pueblo, José María Carrillo, que ha metido voces. El hecho de que él se implicara nos motivó un montón.

Habéis reeditado discos ‘Hipnosis’, que se había descatalogado. ¿Prevéis reeditar más discos?
A: Sí, ahora por fin Sony va a hacer una reedición en vinilo y CD de los suyos, que son ‘Inercia’, ‘Su’ y ‘Val Del Omar’. Curiosamente pienso que este disco despierta un poco la necesidad de revisión, de mirar atrás con otra perspectiva, sin las pocas miras que pienso que se trataron algunos de aquellas obras. En algunos de ellos la propuesta estilística será censurable, ¡pero artísticamente no! [Risas]

“La música es mal mundo para la justicia”

¿Cuál es vuestro disco que creéis que fue más injustamente tratado y que os gustaría reivindicar?
A: El mundo de la música es muy malo para la justicia. [Risas] Incluso uno mismo odia algún trabajo y años más tarde te gustan y… Arrepentimiento, desde luego, no. Hay discos que se han hecho más apresuradamente que otros, como ‘Larga duración’. A veces entras en esa dinámica, necesitas un disco porque tienes todas las fechas del año siguiente cerradas a condición de presentar un álbum y te dejas llevar. Como decía, la música es mal mundo para la justicia y lo puedes pasar muy mal si entras en esa dinámica. Es mejor decir “¿por qué lo has hecho? ¡Pues porque te ha dado la gana!”. Porque has querido y porque has podido, en ese momento te ha parecido que ese era el mejor disco que podías sacar. Como decía Juan Ramón Jiménez, “¡No le toques ya más, que así es la rosa!”. A veces te salen rosas y a veces te salen cardos, pero siempre hemos preferido editar a no hacerlo. Si hemos tenido un dinerillo lo hemos empleado en hacer algo nuevo, la necesidad de evacuar es mayor que la necesidad de ser reconocido. Por ejemplo, ahora estábamos comentando que aún no tenemos un disco en directo, y va siendo hora.

Es curioso que cites ‘Larga duración‘, porque es un favorito personal mío, y yo pienso que quizá mereció mejor suerte…
A: ¿No ves? [Risas] Pues es que llegó después de ‘El shock de Leia’, que había funcionado muy bien, pero poco después empezaron a surgir los “Omegas” [NdE: llama a sí los conciertos en los que interpretaban su mítico disco con Enrique Morente]. Ten en cuenta que un “Omega” te ocupa todo el mes. ¿Sabes lo que es ensayar con tanta gente? Una de dos: o se te cae el pelo o te vuelve a nacer… [Risas]

Este año se ha publicado un disco-homenaje en el que grupos como Amaral, Triángulo de Amor Bizarro, Perro… hacen versiones vuestras. ¿Qué os pareció? ¿Os atrevéis a citar vuestras favoritas?
A: A mí me encanta ese disco, porque te ves reflejado en generaciones que te dicen “yo nací el año en que publicasteis ‘Inercia’”. Por ejemplo Trepàt…

J: Yo iba a decir esa, la de Trepàt me gusta mucho.

A: La de Trepàt está de puta madre porque es muy tecno, así como lo hacen ellos, con mucho descaro. La de Triángulo también, porque se la llevan a otro lado… Y Perro, que han cogido una canción muy rara que se llama ‘Porno-Stereo’ y, la verdad, me hubiera encantado a mí tener esa visión para hacerla. Ellos la hacen mucho más Devo, más angular, ojalá se me hubiera ocurrido a mí.

J: Curiosamente Alberto, el batería de Trepàt, está tocando ahora con nosotros cuando Éric no puede.

“[‘Omega’] es un Kraken. Lo devora todo”

¿Cómo valoráis el hecho de que hoy artistas como Rocío Márquez, Rosalía, Niño de Elche, Soleá Morente… estén hoy en el primer plano de la música popular, no solo del flamenco? ¿Sentís que ‘Omega’ tuvo un poder educador que propicia que esto sea posible ahora?
A: Es un buen punto de vista, el valor formacional de ese disco. También la sensación de inclusión, de formar parte de algo. El otro día tocamos con Niño de Elche y con Toundra [NdE: su proyecto conjunto, Exquirla] y hablábamos de eso con ellos, sentimos que formamos parte de algo. En nuestro caso hemos aportado lo poquito que hemos podido en ‘Omega’, que es un disco enorme, gigante, mundial. Poder formar parte de todo eso es genial. Por ejemplo, Niño de Elche nos contó que en su próximo disco, que sale en 2018, incluye una recreación de la estructura musical de Val del Omar [NdE: Lagartija Nick dedicaron todo un disco llamado así al cineasta, inventor y escritor granadino]. Sientes que formas parte de ese camino iniciático cultural en el que siempre hemos incidido, aunque hay cosas que lucen más y otras menos.

Decías que ‘Omega’ es un disco enorme. ¿Creéis que la entidad de ese disco ya incluso os supera a vosotros mismos?
A: Sí, es un disco que juega en otra liga totalmente distinta.

J: Es un Kraken. Lo devora todo. [Risas]

Bueno, igual con este disco habéis logrado escapar un poco de él, ¿no?
A: Bueno, a veces nos preguntan “¿no os jode que ese disco haga sombra a todo lo que hacéis?”. Yo digo como decía Enrique: “Parece que este les gusta…” [Risas] “Con el trabajo que le cuesta a la gente acordarse de un disco nuestro de un año pa otro”, decía él… [Risas] Es un orgullo. El año pasado el estreno del documental aquí en Barcelona, en el In-Edit, fue apoteósico: 10 minutos de aplausos, tuvimos que hablar antes y después de la proyección, los conciertos… Cabe recordar que Leonard Cohen fue su primer promotor, yendo a las radios a hablar del disco.

De Lost Frequencies a Rozalén pasando por Taburete: Arenal Sound 2018 suma más nombres a su ecléctico cartel

2

Hace un par de semanas el festival castellonense Arenal Sound mostraba su total falta de prejuicios anunciando un primer cabeza de cartel tan popular como atípico en un festival de sus características como Bad Bunny. En días posteriores, el certamen celebrado en Burriana a seguido dando muestras de su eclecticismo extremo con nuevos nombres, primero anunciando al dúo belga de EDM comercial Dimitri Vegas & Like Mike, cuyo ‘Complicated’ junto a David Guetta y Kiiara es uno de los temas más escuchados de este año.

Hace una semana, Arenal ofreció una nueva tanda de confirmaciones que incluía a artistas nacionales habituales tan diversos como Dorian, La M.O.D.A., La Raíz, La Casa Azul, El Columpio Asesino o Bad Gyal, encabezados por otro productor belga de éxito, Lost Frequencies. La semana pasada culminaba con el anuncio de Taburete, el grupo madrileño que, desde la autogestión, se ha convertido en algo así como los nuevos héroes del Barrio de Salamanca, los nuevos Hombres G, con los que actualmente comparten gira.

Hoy Arenal Sound ha dado una nueva batería de nombres que encabezan Carlos Sadness y la cantautora Rozalén, y en los que encontramos el hip hop urban de Kidd Keo y Juancho Marqués o el reggae de Green Valley. Nuevas muestras de que el festival no tiene un arco estilístico de lo más amplio, lo cual sin duda atrae a gran parte de su público. Esta próxima edición se celebra de nuevo en Burriana entre los días 31 de julio y 5 de agosto, y los abonos ya están a la venta a un precio de 65€ más gastos hasta el día 13 de diciembre.