Dusty Hill, el bajista, vocalista y cofundador de la banda estadounidense ZZ Top, ha fallecido hoy a los 72 años de edad en su casa de Houston, Texas, según un comunicado de sus compañeros de banda: «Estamos tristes por la noticia de hoy de que nuestro compadre, Dusty Hill, ha fallecido en su casa mientras dormía», explicaban a través de su perfil de Instagram.
La banda ya avisó el pasado 24 de julio de que Hill se perdería algunos conciertos debido a unos problemas en la cadera y que sería sustituido por Elwood Francis. Hoy por desgracia han tenido que despedirse de él: «Nosotros, junto a a las legiones de fans de ZZ Top en todo el mundo, echaremos de menos tu firme presencia, tu buena naturaleza y tu compromiso duradero de proporcionar ese fondo monumental a la ‘Top’ (…). Te echaremos mucho de menos, amigo. Frank y Billy», añadían sus compañeros en redes.
Dusty Hill nació en Dallas, Texas, en 1949 y se crio con su hermano Rocky Hill, que también es músico. Fue durante la secundaria en Woodrow cuando empezó a tener interés por la música rock y también aprendió a tocar el violonchelo. Sería a partir de los años 60, entre 1966 y 1969, cuando empezaría a tocar junto a su hermano y Frank Beard (futuro miembro y batería de ZZ Top) en varias bandas locales como The American Blues.
En 1968 se mudó a Houston. Él y su hermano tomaron caminos diferentes en la música, así que junto a Beard escogieron al que sería el último miembro de la mítica banda ZZ Top, Billy Gibbons, guitarrista y también vocalista. Recordamos discos de gran éxito durante la época de los 70-80 como ‘Tres Hombres’, ‘Fandango!’ y ‘Eliminator’, que llegó a ser disco de diamante tanto en Estados Unidos (por la venta de más de 10 millones de copias) como en Canadá.
Plan Marmota es un grupo de pop-rock de Jaén que lleva ya 10 años en activo, si bien fue en 2016 cuando publicó su primer disco, ‘Magnetismo’ editado por Warner Music bajo licencia de Plan Marmota; y, este mismo año el segundo, un ‘ARTE y Maquinación’ autoeditado bajo el amparo de la comunidad musical Acqustic.
Formado por Juanma y Alex Cruz, Alfonso Amaro y Francisco José Mayoralas, Plan Marmota debutaron con un ‘Magnetismo’ en el que era posible percibir influencias de Vetusta Morla (‘Magnetismo casual’) o de Arctic Monkeys en un tema también salpicado de ritmos afrobeat como ‘La caza’, pero en el que sobre todo presentaron un sonido de pop-rock matizado con electrónica que han terminado de desarrollar y afianzar en su segunda entrega.
En ‘ARTE y Maquinación’ hay sintetizadores que suenan exactamente como «cometas» (en una canción llamada así cuyas guitarras enfurecidas recuerdan a Muse) y sonoridades que se aproximan sorprendentemente a las mieles del R&B o de Glass Animals, como ‘Vox populi’. En ‘ARTE y Maquinación’, la fusión de pop-rock y destellos electrónicos de Plan Marmota suena equilibrada y más madurada que en el álbum anterior, y además tampoco se puede pasar por alto las posibilidades comerciales de canciones como las mencionadas u otras como ‘A cámara lenta’, con ecos a Miss Caffeina, o la eufórica ‘Febrero’.
El gusto de Plan Marmota por escribir melodías pop grandes y recordables llega hasta el punto de que no sería descabellado encontrarse con el grupo sonando de repente en Los 40 Principales, empezando por el hecho de que sus letras y, en concreto, frases como «me abriré hueco en la brecha de tu soledad» o «todo queda en el desván de los incomprendidos», están salidas de la escuela de Izal o de La Oreja de Van Gogh, dos grupos con los que definitivamente tienen alguna que otra cosa en común.
Son varias las colaboraciones escuchadas recientemente que nadie ha visto venir. La de Sen Senra y Julieta Venegas es una de ellas… más o menos porque, si algo ha dejado claro Sonido Muchacho durante la promoción de ‘De ti’ previa a su lanzamiento, es que lo de colaborar con Julieta era un sueño para Cristian Senra. Y la admiración es recíproca. «Empecé a escuchar a @sensenra hace tiempo, su voz y su manera de escribir me encantaron», ha explicado Julieta en Instagram. «Su música me venía acompañando mucho, y cuando me invitó a cantar con él pensé, qué hermoso que la música nos pueda juntar. Gracias Sen por invitarme, gracias música por juntarnos. Ya la cantaremos en vivo!!».
‘De ti’ es el primer single de Sen Senra desde el lanzamiento de ‘Corazón cromado‘, su último EP, el pasado mes de marzo, y se desmarca ligeramente del sonido de aquel al presentar una producción menos nítida, más borrosa y sucia, muy apta para las altas temperaturas que vivimos; y una instrumentación que cede prácticamente todo el protagonismo al sonido de las baterías, muy prominentes, y a las que acompaña la melodía casi ambiental y resplandeciente de las guitarras eléctricas. Es una grabación que sigue siendo 100% Sen Senra pero que sienta a Julieta como un guante, a lo que hay que añadir que sus voces, tan características y bonitas en ambos casos, suenan muy bien juntas.
Sin que la química entre Sen Senra y Julieta Venegas sea explosiva en ‘De ti’, quizá porque tampoco ha sido la intención, la canción describe una noche de pasión, probablemente el tema favorito de Cristian. Sucede en un hotel de París (aparecen mencionados los Campos Elíseos), donde los amantes escuchan Marvin Gaye en la habitación (no me digas más, ¿’Let’s Get it On’?) y proceden a analizarse sus respectivos «sistemas» informáticos, y a la mañana siguiente se vuelven a encontrar en una cafetería «deseándolo otra vez». Su encuentro suena esporádico y la canción lo refleja: su producción la hace sonar como un recuerdo borroso y su coqueto estribillo nos dice que ese recuerdo dibuja una sonrisa en los rostros de ambos.
Presentamos una nueva edición de nuestra sección «10 Fotos Que» con algunas de las fotos que más nos han divertido o sorprendido en redes sociales.
Paco León rueda con Nicholas Cage: Ya anunció Paco León en La Resistencia que iba a rodar una película con el actor convertido en meme donde los haya, Nicolas Cage. La película está protagonizada por Nicolas Cage, que hace de Nicolas Cage, y se titula ‘The Unbearable Weight of Massive Talent’. Se estrena el año que viene.
Nathy Peluso hace de presentadora española: Ibai Llanos cada vez tiene invitados de mayor nivel en su canal de Youtube y, después de entrevistar a Ed Sheeran, ha tenido oportunidad de hablar con Nathy Peluso, de promoción de su single ‘Mafiosa‘. El vídeo de la cantante imitando la voz de la típica presentadora de informativos española se ha hecho viral con razón.
El cutre-cuarto de Kanye: En un surrealista devenir de los acontecimientos, Kanye West no solo ha pospuesto el lanzamiento de su nuevo disco ‘DONDA’ para sorpresa de nadie sino que, peor aún, se ha mudado al estadio de Atlanta donde celebró la última «listening party» para terminarlo. Aquí muestra orgulloso su habitación. Juraríamos que es la de una cárcel, pero parece que no.
Drag Race, edición ‘Aquí no hay quien viva’: Tras la final de Drag Race España, en la que se proclamó ganadora a Carmen Farala tras su impresionante lipsync de Rocío Durcal, este usuario de Twitter ha imaginado una pasarela de reinas protagonizada por personajes de ‘Aquí no hay quien viva’ que parece hasta real. ¡Reto de Paloma Urban Fashion ya!
Ada Colau con fans: El mes del Orgullo 2021 pasará a la historia desgraciadamente por el repunte de homofobia que ha tenido lugar después. Antes se celebró con diversos eventos y conciertos, por ejemplo en Barcelona, donde la alcaldesa Ada Colau se dejó ver con varios «fans»… quienes no son otros que Camela, Rigoberta Bandini y Rocío Saiz.
Britney Spears, desatada: Desde que Britney ha cambiado de abogado no se muerde la lengua a la hora de criticar abiertamente a su familia en Instagram. Ha llegado a declarar que «esta tutela ha matado mis sueños así que todo lo que me queda es la esperanza». También está subiendo fotos como esta, que ha tenido que resubir varias veces porque, al parecer, Instagram no para de borrársela. ¡Free the nipple y Free Britney!
The Blessed Madonna, recuperada: La productora ejecutiva de ‘Club Future Nostalgia‘ ha sufrido un susto de los grandes recientemente cuando, durante una cirugía de bajo riesgo, «dejó de respirar» y hubo de ser entubada. Por suerte está recuperada y ya guarda reposo en casa. Róisín Murphy, Diplo, Glass Animals o Georgia se encuentran entre quien le han enviado ánimos.
Adele, loca por el fútbol: Ya sabéis que Adele sube foto a Instagram al mismo ritmo que saca disco, más o menos cada 85 años, y esta vez ha sido a causa del furor futbolero. Inglaterra, al final, perdió contra Italia en la Eurocopa, al contrario de lo que da a entender el vídeo de abajo, anterior, pero Adele no ha dejado pasar la oportunidad de mostrarle su orgullo a su equipo favorito.
Cuando La Bien Querida solo era Ana: La Bien Querida, personaje favorito de esta sección, ha sorprendido recientemente a la audiencia tras subir a sus redes unas imágenes de ella en la época en que era adolescente. Aquí aparece posando en el Chinese Theatre de Los Ángeles con 16 años, aunque sin dar más información acerca de su viaje.
Alanis, Grimes y will.I.am., el extraño jurado: Habrá que verlo para creerlo pero sí, Alanis Morissette, Grimes y will.I.am. ejercerán de jurado en un nuevo talent show llamado ‘Alter Ego’ que será «la primera serie de competencia de canto de avatar del mundo». Alanis y Grimes tienen en común que son canadienses pero, en principio, poco más, así que será interesante verlas juntas en acción.
Y el nuevo vídeo se corresponde con un tema inédito llamado ‘Giving What It’s Supposed to Give’, en el que «casualmente» aparece la palabra «sida» en una frase tan desagradable como «Puta, somos como el sida, estoy en tu culo, estamos en tu culo, puta, no nos iremos». Cuando empiezas a pensar si toda la polémica no estaría un poco preparada, el vídeo resulta de cierto presupuesto, no de los que se improvisan en una tarde, y el propio DaBaby reconoce que este tema y vídeo son inmediatamente anteriores a la polémica, como recoge Billboard.
DaBaby ha contado en Instagram que grabó el vídeo durante 16 horas, justo después se subió al escenario de la polémica y pronunció las palabras «insensibles a pesar de que se supone que mi trabajo es ENTRETENER». «He tratado de disculparme y explicar que no quería hacer daño sino entretener que es por lo que me pagan y no tengo ningún problema con la sexualidad de nadie», ha dicho. El rapero explica que se da la «COINCIDENCIA» de que el vídeo que ha grabado va sobre «TODOS» los temas que están copando titulares estos días, por lo que ha decidido publicarlo, «yendo en la dirección opuesta de cada persona asustada alrededor, permaneciendo por el contrario fiel a mí mismo». Es fácil imaginarse a su equipo suplicándole que no lanzara este videoclip ahora mismo, ciertamente.
En el vídeo, DaBaby escupe sobre el ataúd de un policía negro, va a prisión, recibe felaciones reiteradas de una mujer, sostiene un cartel con la palabra «sida» antes de disparar a sus acompañantes y, si eres capaz de aguantar hasta el final, hay sorpresa. Tras una larga escena funeraria, pistola en mano pero exenta de tensión (el vídeo lo ha dirigido el propio DaBaby), aparece un rótulo con los colores del arcoíris (emblema LGBT+) en el que se puede leer «No luches contra el odio con más odio». Y hay más: «mis disculpas por ser yo mismo de la misma manera que vosotros queréis libertad para ser vosotros mismos». ¿Es «ser uno mismo» lo mejor que se puede argumentar cuando uno se equivoca?
Entre una tonelada de comentarios en Youtube, algunos sugiriendo la posibilidad de que toda la polémica estuviera preparada, uno de los favoritos del público es el de un usuario que dice: «me encanta cómo estos artistas están usando la cultura de la cancelación para ganar incluso más popularidad». Hoy, ciertamente DaBaby es más famoso en España que ayer. La pregunta es a qué precio. Posiblemente su popularidad no sea para bien entre quienes estén viendo estos días en la tercera temporada de ‘POSE’, cómo la población negra caía como moscas en el Nueva York de los años 80 y 90 vencida por el sida. Ni tampoco entre quienes están comprobando las consecuencias del discurso creciente del odio y la exclusión de nuestra sociedad. Dice el propio vídeo que no debemos ofrecer «odio» al «odio». Ya solo queda dejar de tirar las piedras.
El sonido PC Music ha fascinado a diferentes generaciones y ha inspirado a nuevos artistas a seguir esa vía por su cuenta, de RRUCCULLA a PUTOCHINOMARICÓN. Entre quienes están haciéndose un nombre tomando algunas ideas y añadiendo algunas propias, Robie, que este otoño publicará un EP llamado ‘One Love’ con la historia de un primer amor como hilo conductor. Antes nos había entregado otro EP llamado ‘Baby’, más reggaetonero y más Bad Gyal, en el que Javiera Mena aparecía en el corte titulado ‘Contigo’. Foto: @yungakitaa
Robie, que ha resucitado nada menos que a Paco Pil en ‘¿Qué quieres de mí?’, ha colaborado también con PUTOCHINOMARICÓN en uno de sus últimos singles, ‘Bésame’, momento que aprovechamos para invitarla a nuestra sección MEISTER OF THE WEEK, comisariada por Jägermusic. En relación a su próximo EP, Robie ha escogido hablar sobre la mentira del amor romántico en el cine y la música.
En los últimos años se ha hablado mucho sobre cómo el cine y la música nos vende un amor romántico que luego es totalmente irreal. ¿Cuándo empezaste a ser consciente de este problema?
Cuando me enamoré por primera vez y me di cuenta de que no todo era como yo creía. Desde cómo iba a ser el primer encuentro sexual hasta cómo se desarrollaba la comunicación, pasando por la existencia de mentiras, celos, inseguridades, etc… Ahí es cuando me di cuenta, aunque en ese momento, lo vi más como un problema mío. Con los años he aprendido que es un problema de educación y de falta de referentes.
Uno de los artistas que lo ha cuestionado precisamente es PUTOCHINOMARICÓN, cuyas canciones son más sociales que amorosas, y con quien tú has colaborado. ¿Es lo que más te gustó de su proyecto o era más el sonido?
El sonido cuenta mucho sobre quién es una persona. Casi más, a veces, que las letras. En el caso de Chenta cuenta valentía, riesgo, una explosión de emociones y algo muy especial que no tiene nadie. Cuando nos conocimos, nos enamoramos el une del otre. Crear y producir con un productore LGTB+ era algo que me apetecía mucho porque cuesta mucho encontrar, así que ha sido un sueño.
Una de tus inquietudes es cómo se ha dado de lado a personajes LGTB+ en la música, ¿verdad? ¿Cuáles son tus referentes en el mundo LGTB+, bien sean musicales, influencers, escritoras, lo que sea?
Mis referentes en su mayoría han sido mujeres y algunas que me han inspirado son: Halsey, Hayley Kiyoko, Sophie, Javiera Mena, Luna Ki, Lil Nas, Arca, Jimena Amarillo…
«La industria solo ha mostrado un tipo de artista y un tipo de relación amorosa como la ideal sin incluir personas LGTB+ ni racializades»
¿Qué artistas te han decepcionado especialmente por su tratamiento del amor una vez que has sido consciente de todo esto? ¿Cuáles crees que ofrecen una visión del amor más enfermiza o que no aporta mucho a la sociedad por lo que tiene de tóxico o posesivo? Creo que hablabas de Taylor Swift y Justin Bieber.
Más que artistas en particular, es responsabilidad de una industria enorme que solo ha mostrado un tipo de artista y un tipo de relación amorosa como la ideal sin incluir personas LGTB+ ni racializades…
También nos querías hablar de poliamor, un concepto que ha empezado a aparecer en la obra de Moses Sumney, of Montreal, Unknown Mortal Orchestra… Todo bastante underground. ¿Alguna referencia para ti en castellano o inglés o cualquier idioma?
Referencias musicales aún no… ¡me las apunto! Estoy justo empapándome de todo lo que puedo! Ahora mismo terminándome el libro ‘Pensamiento monógamo, terror poliamoroso’ y sobre todo hablando mucho de esto con mis amigas que es como más me nutro.
El movimiento poliamor no ha llegado tantísimo al pop mainstream, pero por ejemplo hay cositas como ‘Felices los 4’ de Maluma. No sé si te parece el mejor ejemplo, se ha cuestionado mucho a Maluma por su machismo.
Para afrontar el poliamor tienes que alejarte de las ideas monógamas y del concepto de pareja convencional. No cualquier pareja con terceras personas es poliamorosa, hay que desprenderse de celos y posesión, y de esto último no creo que se desprenda Maluma ni en esta ni en ninguna de sus canciones…
En el cine citabas la visión ofrecida por películas como ‘Crepúsculo’, por no hablar del éxito de algo como ’50 sombras de Grey’. ¿Qué te parece lo más cuestionable del punto de vista de este tipo de películas?
De muchas soy súper fan y ahora viéndolo con ojos más conscientes me da mucha pena cómo tratan el amor ideal: prohibido, con celos y agresividad como demostración del amor por parte del hombre y sobre todo que la relación pasa a ser el único interés de la protagonista.
‘Bésame’ es una canción de entrega total a una persona en realidad, ¿no ofrece en verdad una visión también posesiva del amor cuando dices «esta noche tuya seré» o «sólo te quiero besar»?
‘Bésame’ es un amor a primera vista, es el primer impulso de querer darlo todo cuando tienes un crush con alguien. No habla tanto de una relación como tal. Querer besar a alguien y entregarte a esa persona no es algo negativo, puedes entregarte a esa persona un rato o a esa y a varias, o a esa y a ti… Lo importante es que todas sean tus decisiones y éstas no estén condicionadas por nada y por nadie.
Justo vas a sacar un EP llamado ‘One Love’. ¿Qué visión del «amor» ofrecerás tú en él?
Hablo de mi problemático primer amor a causa de expectativas irreales y dañinas. Voy contando canción a canción el proceso desde el “crush” en “Bésame” hasta el momento de rechazo en ‘Me cansé de ti mamá’ y la confusión en ‘¿Qué quieres de mí?’ terminando con ‘Loca’.
El dúo Sleigh Bells anuncia nuevo álbum para el 10 de septiembre, ‘Texis’, y para que nos hagamos una idea de este próximo trabajo también han compartido el videoclip de su primer sencillo. ‘Locust Laced’ es el nombre del single, que hoy recibe los honores de «Canción del Día».
El grupo liderado por Alexis Krauss mantiene el brío metalero en esta canción que hace honor a su estribillo explosivo literalmente («I feel like dynamite / I feel like dying tonight»), mientras la producción se complementa con todo tipo de detalles: electrónicos como aportados por Dave Sitek y otros propios de «girl group». Además, en este caso es un acierto haber estrenado la canción junto a su videoclip: un videoclip muy particular en el que Sleigh Bells se postulan como banda de country tradicional, cuando naturalmente no tienen nada que ver. Lleno de humor y cabezazos contra una pared, ‘Locust Laced’ conforma, a estas alturas, una de las canciones más inmediatas del repertorio de Sleigh Bells. Metallica meets Dolly Parton.
Queda poco más de un mes para la salida de este álbum y la pregunta es si podrá superar a ‘Treats‘, que por el momento es considerado su mejor disco. «Espero que esta música pueda dar a la gente algo de energía y confianza», ha añadido el guitarrista de la banda refiriéndose a ‘Texis’.
Después de sus dos últimos trabajos, el álbum ‘Jessica Rabbit’ en 2016 y su EP ‘Kid Kruschev’ en 2017, ‘Texis’ será un proyecto en que, según palabras de Derek E. Miller, «dejamos de preocuparnos por si estamos o no dentro o fuera de nuestra zona de confort, o si estamos siendo repetitivos o con fórmulas». La banda ya ha compartido su tracklist:
SWEET75
An Acre Lost
I’m Not Down
Locust Laced
Knowing
Justine Go Genesis
Tennessee Tips
Rosary
Red Flag Files
True Seekers
Hummingbird Bomb
La banda también tiene planeadas un par de giras para este nuevo álbum, ambas en América del Norte. La primera empezará el próximo mes de octubre, en Ragleigh, Carolina del Norte, y se espera que finalice ese mismo mes en Seattle. La segunda está programada para febrero del año siguiente. En este enlace puedes consultar fechas, comprar entradas y reservar tu álbum. Texto: Gabri Lozano, Sebas E. Alonso.
El primer disco de DARKSIDE es uno de obras de electrónica totémicas capaces de dejarte la piel como escarpias desde el primer segundo al último. Lanzado en 2013, hace ya 8 años, ‘Psychic‘ es motivo suficiente para celebrar el regreso del proyecto formado por el productor Nicolas Jaar y el guitarrista Dave Harrington. ‘Spiral’, su segundo disco, desgraciadamente no lo es tanto.
Los miembros de DARKSIDE consideran esta una «jam band» o banda de improvisación. En concreto, el autor de ‘Cenizas‘ explica que Dave y él hacen música juntos con la intención de explorar la técnica de la improvisación «como si estuviéramos dibujando un mapa en el que todavía falta el camino». Las canciones de ‘Spiral’ buscan continuamente un camino pero terminan divagando sin rumbo. Nicolas aporta sus habituales texturas y percusiones electrónicas y Dave sus intrincadas melodías de guitarra, pero lo que queda de ‘Spiral’ más que las canciones es el ejercicio de estilo.
Prevalece en ‘Spiral’ un aura country en las composiciones, por ejemplo en las guitarras «twangy» de ‘Narrow Road’ o en las atmósferas desérticas de ‘I’m the Echo’, sobre las cuales flota el sonido de un sitar cual onda de calor en el aire. Hay que decir que ‘Spiral’ no es un disco instrumental sino que sus canciones cuentan con letra y voz (Nicolas Jaar) y especialmente ‘Liberty Bell’, ‘The Limit’, ‘Only Young’ y ‘Lawmaker’ son dos canciones que parecen proponer una visión vanguardista (y ralentizada) del country-pop. Son las que mejor definidas están en un largo que nos habla de fábulas, verdades o de cartas no respondidas y que, en lo musical, efectivamente se centra en la improvisación.
Hay cosas que rescatar en ‘Spiral’ a nivel de diseño de sonido. La escucha de ‘The Question is To See It All’ es enriquecedora gracias a su mezcla de ambientaciones retorcidas y percusiones de barras metálicas, ‘Inside is Out There’ mantiene el interés a lo largo de su duración gracias a lo dinámico y variado de su instrumentación, las percusiones corpulentas de ‘Narrow Road’ hacen buena compañía a las guitarras y el trabajo de Nicolas Jaar es especialmente envolvente en ‘The Limit’.
Sin embargo, son demasiados los momentos en ‘Spiral’ en los que la improvisación no parece llevar a Nicolas y Dave a ninguna parte: el estilo esotérico de ‘Narrow Road’ no termina de desarrollarse en una composición interesante, la ambiental ‘Spiral’ tampoco y ‘I’m the Echo’ no justifica su densidad. Sumándole a esto que el estilo fragmentado de las letras parece más holgazán que poético y que los temas que suenan más a single tampoco son para tirar cohetes, nos encontramos claramente ante una decepción. DARKSIDE dicen que se lo han pasado muy bien improvisando para componer ‘Spiral’, pero parece que se les ha olvidado hacérnoslo pasar bien a nosotros.
DaBaby es el 10º artista más escuchado en Spotify en todo el mundo con 54 millones de oyentes mensuales. Es, desde hace rato, uno de los raperos más exitosos de la actualidad en Estados Unidos. Sus dos últimos álbumes han entrado en el número 1 del Billboard 200. Cuenta con 19 millones de seguidores en Instagram. Además, el artista lleva meses arrasando en todo el mundo con el remix de ‘Levitating‘ de Dua Lipa, el cual va camino de convertirse en el mayor éxito de la carrera de ambos.
Ahora, DaBaby ha decidido meterse en un jardín cuando, durante un concierto, ha realizado una serie de comentarios homófobos y sexistas sobre infecciones de transmisión sexual que han quedado documentados en vídeo. Durante su show de este domingo en el festival Rolling Out Loud de Miami, el rapero ha animado a su público a encender la luz del móvil «si no se ha presentado aquí con VIH, sida u otras de esas enfermedades de transmisión sexual que hacen que te mueras en dos o tres semanas», a lo que ha añadido: «chicas, si vuestro coño huele a agua, encended la luz del móvil; chicos, si no chupáis polla en los aparcamientos, encended la luz del móvil».
En otro punto del concierto que también ha recibido críticas, DaBaby ha invitado al escenario al rapero Tori Lanez, la persona que disparó a Megan Thee Stallion. La autora de ‘Thot Shit’ había actuado en ese mismo escenario previamente a DaBaby y el rapero ha introducido a Tori Lanez con cierto tono de burla con la frase «adivinad quién es».
En redes, DaBaby ha sido criticado por su homofobia, ignorancia y por la humillación que hace de las mujeres que pueden haber contraído una infección de transmisión sexual, pero cuando ha contestado a las críticas a través de Instagram lo ha hecho para reiterar su discurso. Ha dicho que las personas que le critican en internet no pueden opinar sobre lo sucedido en el concierto porque no han estado allí (?) y ha insistido en sus mismas palabras: «Todo el mundo encendió la luz del móvil porque mis fans gays no tienen el puto sida, ellos se cuidan. No son drogatas de la calle. Mis fans gays tienen clase».
Sin que sepa de dónde proceden las palabras de DaBaby, que suena bastante resentido por alguna razón, su discurso homófobo contribuye a la estigmatización de las personas que viven con VIH y refleja la ignorancia que sigue habiendo respecto a dicho virus y a las enfermedades de transmisión sexual. El rapero obviamente no diferencia entre VIH y sida sino que pone ambos términos en el mismo saco como si fueran lo mismo. El VIH es el virus que se trata con antirretrovirales, permitiendo una vida larga y plena que va más allá de las «dos o tres semanas», mientras el sida es la fase final en el transcurso de dicho virus en el organismo cuando no ha sido tratado con la medicación adecuada. Hoy en día la mayoría de pacientes con VIH conviven con el virus sin jamás llegar a la fase sida gracias a la medicación. Cuando el virus del VIH es indetectable en el organismo gracias a la medicación, es intransmisible (I=I). Por otro lado, difícilmente hoy en día alguien muere debido a una enfermedad de transmisión sexual, muchas de las cuales son perfectamente curables o tratables con antibióticos u otros tratamientos.
A pocos se les ha escapado también la ironía de que DaBaby ataque a las personas que viven con VIH u otras enfermedades de transmisión sexual en un concierto masivo donde han asistido miles de personas durante una pandemia global. No sería descabellado asumir que algunos fans de DaBaby presentes en el concierto conviven de hecho con el VIH o han pasado por otras ITS. Una extraña manera de alienar a sus fans que puede salirle bastante cara… o no, teniendo en cuenta que ciertos artistas que han mostrado actitudes machistas u homófobas siguen prosperando en la actualidad.
La polémica, cabe recordar, afecta de manera colateral a Dua Lipa, quien, en sus stories, ha declarado que se siente «sorprendida» y «horrorizada» por las palabras de DaBaby y que no reconoce a este con «la persona con la que trabajé». También ha señalado la importancia de «trabajar juntos para luchar contra el estigma y la ignorancia alrededor del VIH y el sida».
Alessia Cara avanza ya el que será su tercer álbum de estudio. ‘The Pains of Growing‘ (2019) fue una decepción en varios sentidos, aunque produjon el hit ‘Out of Love’, y la artista se redimió más adelante con un EP llamado ‘This Summer‘ publicado ese mismo año que incluía algunas de las mejores canciones de su carrera, como la reggae ‘Ready’, la dub ‘Rooting for You’, de loca producción, y la más acústica, nostálgica y medio noventera ‘October’.
Sin que se conozcan demasiados detalles sobre el tercer disco de Alessia, la artista ha explicado que «el tema de la dualidad será recurrente» en este trabajo y, por eso, ha querido avanzarlo con dos singles nuevos que suenan muy diferentes entre sí.
Por un lado, ‘Sweet Dream’ habla sobre los problemas de insomnio de Alessia y presenta una producción de pop fusionada con doo-wop, soul, arpas y un «groove» de hip-hop grave y distorsionado que aparece en el estribillo. ‘Shapeshifter’ es irónicamente menos «cambiante» al centrarse en un estilo de jazz, pop y hip-hop elegante y gustoso que recuerda a la primera Amy Winehouse. Ambas canciones representan el sonido global de un disco que alterna la ansiedad de la primera con el lado sofisticado de la segunda.
Sin que ni ‘Sweet Dream’ ni ‘Shapeshifter’ igualen el impacto que provocó ese inolvidable ‘Here’ que sampleaba a Portishead con el que Alessia se dio a conocer al gran público, ambos son dos dignos singles que añadir a su repertorio. Quizá el primero peque de querer ser demasiadas cosas a la vez, en otro caso Frankenstein que no termina de cuajar, pero el segundo presenta un sonido que sienta como un guante a Alessia y su voz.
Más sorprendente son los videoclips que Alessia ha presentado para ambos temas. Todo un desfile de «looks» y personajes que, en ambos casos, bordean el surrealismo, especialmente el del segundo, que presenta una especie de telenovela italiana por la que vemos a Alessia sentada encima de una oliva rellena.
DJ Seinfield, el productor que se dio a conocer hace unos años dentro de la escena de lo-fi house junto a otros nombres como Ross from Friends, Mall Grab o DJ Boring, vuelve con un nuevo disco que verá la luz a través del sello Ninja Tune. ‘Mirrors’ sale el 3 de septiembre y recibe su título de una cita de Julio Cortázar: «Siempre fuiste mi espejo, quiero decir que para verme tenía que mirarte».
01 She Loves Me
02 Walking With Ur Smile
03 U Already Know
04 The Right Place (feat. Teira)
05 Home Calling
06 These Things Will Come To Be
07 Tell Me One More Time
08 Someday
09 I Feel Better
10 Song For The Lonely
Tras el lanzamiento de su debut ‘Time Spent Away From U‘ en 2017, el sueco Armand Jakobsson ha buscado hacer un segundo disco en el que refinara su sonido sin dejar de sonar a él mismo, es decir, sin abandonar ese componente melancólico que caracteriza producciones como la maravillosa ‘U’. Los dos adelantos oficiales de ‘Mirrors’ apuntan a que lo ha conseguido… más o menos.
De sonido más «enfocado», nada comprimido ni distorsionado en realidad, sino mucho más limpio y cristalino, ‘U Already Know’ y ‘These Things Will Come to Be’ reflejan la variedad de un álbum tan «tierno» como «eufórico» en el que DJ Seinfield explora sonidos como el UK Garage, el downtempo o el ambient. Si ‘U Already Know’ presenta un sonido de house veraniego más estilizado, con ecos a los primeros Daft Punk, ‘These Things Will Come to Be’ añade arpeggios propios del trance y atmósferas húmedas y nostálgicas que recuerdan a Burial, una de sus mayores influencias.
La buena noticia que deja la nueva música de DJ Seinfeld es que sigue siendo tan agradable y emotiva como siempre, la mala es que ya no se diferencia tantísimo de otros proyectos similares. Habrá que esperar a escuchar el álbum para comprobar si ha logrado evolucionar como deseaba sin perder la esencia lo-fi que tantas alegrías le ha dado, por ejemplo contar entre sus seguidores a Aphex Twin, Flume, Flying Lotus, Bonobo o Martin Garrix.
Joey Jordison, batería fundador de Slipknot, ha fallecido a los 46 años mientras dormía, ha informado su familia en un comunicado. «La muerte de Joey nos ha dejado con el corazón vacío y con una pena imposible de describir», señala el texto. «Aquellos que conocieron a Joey sabían que era una persona ingeniosa y amable con un corazón gigante que amaba a su familia y a la música».
Nacido en Des Moines, Iowa, a mediados de los 70, Jordison creció en un área rural escuchando la radio y, en el año 1995, se unió a la banda Pale Ones, la cual después se transformaría en Slipknot a causa de que él mismo sugirió el cambio de nombre, basado en el título de una de las primeras canciones de la banda. Jordison tocó la batería en cuatro álbumes de Slipknot, entre ellos su influyente debut ‘Slipknot’ (1999) y su segundo disco ‘Iowa’ (2001), que fue número 1 de ventas en Reino Unido, antes de ser despedido de la formación en 2013 debido a «razones personales».
Además de Slipknot, Jordison era miembro de Murder Dolls with Wednesday 13 y tocón con Scar the Martyr, Vimic y Sinsaenum, además de con bandas tan conocidas como Rob Zombie, Metallica, Korn, Ministry u Otep. El músico padecía mielitis transversa.
Jenny Owen Youngs, conocida por su trabajo en solitario o junto a gente como Panic! at the Disco desde 2005, ha formado una banda junto a sus colegas Sam Barbera, Rachel White y Steph Barker que debutaba este año con un tema llamado ‘Temporary Goodbye’. Les echaba un cable Jake Sinclair, habitual de Weezer, para un tema de melodía navideña que emparentar con genios de los 60 como Phil Spector.
En la portada de su segundo single sostienen una tabla de surf dejando su cometido claro, y después ha llegado un nuevo sencillo bajo el nombre de ‘Baby Let’s Pretend’, que quizá hayas escuchado estos días en Hoy Empieza Todo en Radio 3.
En su sonido hay evidentes influencias de Ramones, pero sobre todo de las girl groups de los 60 (Ronettes, Shangri-La’s), pasadas por un prisma más rock. En ese sentido, por tanto, son más cercanas al revival que ahora cumple 15 años de Pipettes o The Long Blondes.
Su canción más directa de momento es ‘Skinny Dipping’, hoy nuestra «Canción del Día». El vídeo nos transporta a un verano de piscinas, nudismo y disfraces de animales que comulga con el espíritu de esas «Canciones de verano alternativas» de las que hablábamos recientemente (The Drums, Beach Boys, Peter Bjorn and John).
No es más que un traspaso literal de lo que nos cuenta la letra de ‘Skinny Dipping’ («nadar desnudo/a»), que rima «pool» con «cool», «cute» con «swimsuits» y «take out» con «makeout». Una celebración de un sábado perfecto, en concreto en la costa Oeste, que debería poner a L.A. Exes en el mapa internacional festivalero, cuando lo hubiere.
Revelación o Timo:
Podcast: Canciones del verano clásicas… y alternativas
Es una pena que no sea muy conocida en España, porque ‘Black’ es una de las canciones más relevantes que jamás se han escrito sobre lo que significa ser negro. Estaba en el debut de Dave, ‘Psychodrama’, ganador del prestigioso Mercury Prize hace un par de temporadas, y sin ser siquiera una de las 5 canciones más populares de aquel álbum, es de las que no se olvidan. Sobre una sombría línea de piano y sin estribillo, el rapero británico hablaba a lo largo de 3 largos versos sobre las bondades de ser negro, de su lado más desagradecido, y de la marginación social que puede representar cuando las cosas se ponen feas: «Si alguien es blanco, pensarás que está malo o confundido / si alguien es negro, pensarás que va armado, le mirarás y dispararás». Cuando la interpretó en los Brits, Dave se levantó del piano y añadió un cuarto verso en el que acusaba al Primer Ministro Británico (Boris Johnson) de ser racista.
Aquel piano ya alejaba a Dave del sonido duro del grime de sus inicios, y se desarrolla de manera más clara en este segundo disco, ‘We’re All Alone In This Together’. No falta su colega Stormzy en ‘Clash’, el single que triunfa de nuevo en las islas británicas, estos días haciendo sombra a ‘Bad Habits’ de Ed Sheeran en el top 2, una producción con el típico beat trap en la que el juego de palabras realizado con la palabra «one» es la base alternativa, llegando a Tories y a Jeremy Corbyn en una frase del estribillo. Pero es significativa la presencia del piano como leit motiv, incluso por defecto: cuando tanto este instrumento como la palabra «one» se ausentan por primera vez en una estrofa, es para producir otra de las cumbres: el tercer verso.
El piano marca, pues, las composiciones de este álbum de manera subrepticia: las bases apuntan a los referentes más obvios de Dave, y su público es el mismo que escucha a chavales de su edad, pero las líneas melódicas apuntan sin dudarlo hacia lo clásico. Es de lo primero que escuchamos en el precioso tema inicial, la balada ‘We’re All Alone’, tomando también todo el protagonismo en su segunda mitad; mientras la melodía de ‘Three Rivers’ podría conectar directamente con la chanson francesa. Con esas cuerdas, podría haber sido escrita por Benjamin Biolay perfectamente.
Aquellos no dispuestos a sumergirse en el mundo de Dave, esto es, en sus larguísimas letras ya llenas de anotaciones en Genius, encontrarán familiaridad en las grandes producciones que aparecen en este álbum, y que no parecen estar especialmente entre las favoritas del público británico. ‘In the Fire’ coquetea con el góspel con una mano en la producción de Mount Kimbie y un sample de un tema de 1982, ‘Have You Been Tried In The Fire’ de Florida Mass Choir. ‘Law of Attraction’ con Snoh Aalegrah es un exquisito R&B para escuchar a todo volumen. ‘System’ con WizKid es la pequeña canción bailable de este disco, con un punto tropical y otro de rhythm & blues. Y James Blake, además de co-producir un par de temas clave (‘In the Fire’, ‘Three Rivers’), canta en una ambiciosa pista de 8 minutos llamada ‘Both Sides of a Smile’: la primera «cara» de esta sonrisa es una convencional canción en búsqueda de «algún final feliz en algún lado»; la segunda «cara» y tras el contrapunto femenino de ShaSimone (atención al modo en que aparece y desaparece la voz de ella, como en una función de teatro), es el típico lamento de James, con Dave rindiéndose: «pregunta a James Blake, yo no veo el color en nada», en referencia clara a ‘The Colour in Anything‘.
Aquellos sí dispuestos a sumergirse en el mundo de Dave encontrarán en sus textos nuevas reflexiones sobre la realidad social desde el primer momento: ‘We’re All Alone’ asegura que «la pobreza nos está matando, el gobierno nos está matando / y cuando no nos están matando, nos matamos entre nosotros». ‘Three Rivers’ habla sobre las experiencias de varias generaciones de inmigrantes, con testimonios como «he pagado impuestos durante 37 años y he recibido una carta diciendo que soy una inmigrante ilegal» o «vine a Inglaterra a los 10 años, he vivido aquí toda mi vida». La outro es la revelación de una crisis de identidad recitada por el actor Daniel Kaluuya que concluye «soy quien soy porque soy negro, y me encanta todo sobre ello, ¿comprendes?». El estribillo de ‘Lazarus’ está en yoruba. Y el tema más importante del álbum en ese sentido es ‘Heart Attack’, de 10 minutos, también con créditos de James Blake, con Dave jugando al spoken word incluso sin fondo alguno valiéndose de la expresividad de su voz, abriéndose en canal sobre el momento en que casi muere al nacer, sobre su hermano en prisión y recordando la biografía de su madre, inmigrante desde África. En la outro, ella o una mujer de pasado similar se derrumba y, entre lágrimas, deja un relato espeluznante: “viví en la calle 3 años, no me dejaron ver a mi marido, nadie me dejó entrar, nadie en esta nación. No podía pagar el alquiler por lo de los gangsters de deportación, no me rendí, iba a todas partes con mis hijos… y ahora esto, pagadme por todo el dolor que he sufrido, todos los días sufro, me estáis matando”.
Dejando de lado la anécdota de ‘Twenty to One’ que aparte de sobre 2021, parece ideada para el momento en que eran las 0.40 horas y sonaba esta canción el día de lanzamiento si te habías puesto este disco en la medianoche del viernes, corriendo; sí es reivindicable la sintonía entre Dave y sus fans. Es emocionante cuando en ‘We’re All Alone’, el artista cuenta que hace poco recibió un mensaje de un chico que le ha dicho que su música le ha salvado la vida; y Dave también ejerce esa generosidad cuando por ejemplo en ‘In This Fire’, entre Fredo, Meekz Manny, Giggs, Ghetts referenciando ‘Dirty Dancing’ y el citado sample de los 80, no tiene tanto protagonismo: su verso es el 5º en salir. Desde esa modestia, se ha convertido en un entrañable referente generacional: Dave es a Reino Unido lo que Kendrick Lamar a Estados Unidos. La misma sensibilidad en carne viva, el mismo gusto por lo clásico bordeando el jazz, la misma realidad expresada sin medias tintas ni artificios.
Alfred García ha vuelto a coger el micrófono tras un mes de descanso después del lanzamiento de su single ‘Praia Dos Moinhos’. Ahora nos presenta un nuevo sencillo en el que muestra sus sentimientos a flor de piel ya que, en palabras del artista: «es una historia sobre la valentía y el desafío ante la experimentación, la indefinición y lo desconocido».
‘Toro De Cristal’ es el nombre que ha recibido este nuevo sencillo. El tema habla de la superación y de conocerse a uno mismo. Vemos a un Alfred que se expresa como el título, fuerte como «un toro» y a la vez frágil como el cristal, intentando acabar consigo mismo de distintas maneras y en diferentes escenarios «para poder superarse y conocer una nueva versión de él».
García ha apostado por un estilo muy diferente a lo que nos tenía acostumbrados, tanto por la propia melodía como por la estética de su videoclip. Nada de extrañar teniendo en cuenta que su dirección ha estado a cargo de Eduardo Casanova, el director de ‘Pieles’ y de otros videoclips con otros artistas como Delaporte. «‘Toro De Cristal’ está inspirado en las imágenes de propaganda norcoreana, en una especie de película bélica donde Alfred interpreta diferentes versiones de su propia personalidad», explica el director.
Con este ya serían tres los singles que Alfred ha mostrado de cara a su próximo álbum. El estilo de este último ha sido una ruptura respecto a los anteriores, el tiempo mostrará si es un acierto o si por el contrario no consigue hacerse con este nuevo registro.
Rauw Alejandro y su tema ‘Todo de ti’ repiten una semana más como canción más escuchada en nuestro país. Y parece que no es casualidad, porque otras canciones del artista como ‘Cúrame’, ‘La Old Skul’ o ‘Tattoo’, con Camilo, también han vuelto a subir posiciones, en el 14, 74 y 82, respectivamente.
A pesar de eso, Farruko ha estado a punto de robarle el primer puesto con su tema ‘Pepas’, que ha tenido el mayor incremento esta semana alcanzado el puesto número 2 de la lista. No íbamos mal encaminados al pronosticarlo como próximo número 1, tal vez la semana que viene lo consiga.
También suben posiciones muy cerca de los primeros puestos Mora, Bad Bunny y Sech con su remix de ‘Volando’ (4) y Justin Quiles, Chimbala y Zion & Lennox se sitúan en el número 5 con ‘Loco’. En cuanto a las novedades, la entrada más fuerte esta semana ha sido para Camilo y Shawn Mendes en el puesto 55 con su remix de ‘Kesi’; les siguen Daddy Yankee, Myke Towers y Jhay Cortez en el 69 con ‘Súbele el volumen’ y finalmente, en la posición 71, Zzoilo con su ‘Mon amour’.
Y respecto a los artistas que esta semana han conseguido volver a entrar en la lista, llegan al puesto 91 David Bisbal y Danna Paola con ‘Vuelve, vuelve’; Beret y Morat en el 95 con ‘Porfa no te vayas’ y en el 97 Shouse con ‘Love tonight’.
Morat son el nuevo número 1 en España con su disco ‘¿A dónde vamos?’, que los autores de ‘Cómo te atreves’ han presentado con singles como ‘Bajo la mesa’ con Sebastián Yatra, la propia ‘A dónde vamos’, ‘Enamórate de alguien más’, ‘Date la vuelta’ o ‘Idiota’ con Danna Paola. Ninguna de ellas aparece en el top 100 de singles español esta semana, eso sí. México y Chile son los países que más escuchan a Morat, seguidos por España.
Es llamativo que la subida más fuerte en número de copias sea Camilo con ‘Mis manos’, que continúa en el puesto 3, definitivamente uno de los álbumes más populares del año en España. La siguiente entrada queda fuera ya del top 10, y se trata de ’Sob Rock’ de John Mayer, que llega al número 12, beneficiada por su buen resultado en la tabla de vinilos, donde ha arañado un número 2. Los Suaves, número 1 en esa lista de vinilos con la reedición de ‘Malas noticias’ (1993), llegan al puesto 23 en la lista general.
Otra entrada que hay que comentar en el top 100 general es la de Pop Smoke en el número 20 con su segundo disco póstumo. ‘Faith’, con colaboraciones como Dua Lipa y Kanye West, ha sido número 1 en Estados Unidos y Canadá, y número 3 en Reino Unido, además de número 2 en Noruega, Holanda, Dinamarca y Bélgica, a pesar de tener unas críticas horribles. El resultado español, eso sí, es uno de los más modestos a nivel internacional.
El resto de entradas son ‘Prólogo’ de Mantra (número 18), ‘Foreign Affair’ de Tina Turner (46), ‘Dynasty’ de Tainy y Yandel (49), ‘For Once In My Life’ de Il Divo (56) y ‘Call of the Wild’ de Powerwolf (59).
La semana pasada comentábamos dos buenas entradas de dos concursantes de OT, pero esta hay que lamentar fuertes caídas en ambos casos: ‘Flavio’ de Flavio cae del puesto 2 al puesto 66 en su segunda semana de vida, mientras el EP de Nia desaparece de todo el top 100 tras haber estado una sola semana en el puesto 8.
Las canciones de largo formato no son tan habituales en la música pop como lo son en otros géneros como el rock o el folk, a los que se suele adjuntar la etiqueta de «progresivo» por componerse de desarrollos musicales que se extienden más allá de los 6 o 7 minutos. Hace unos años, Lana Del Rey sorprendió con una canción de más de 9 minutos maravillosa llamada ‘Venice Bitch‘, y ahora son Coldplay quienes se tiran a la piscina de hacer una canción de «pop progresivo»… si es que tal cosa existe, con el tema que cierra su nuevo disco y que ya puede escucharse.
‘Coloratura’ es efectivamente la pista que concluye ‘Music of the Spheres‘, el álbum que Coldplay publican el 15 de octubre y que está enteramente producido por Max Martin, lo cual es perceptible en el sonido de ‘Higher Power’ pero desde luego no el de ‘Coloratura’. Y no, la canción no está inspirada en la ópera a pesar de su título, sino que es una balada pop de cantautor como las de los años 70, y está ornamentada con arreglos de arpas y cuerdas tipo Disney que son una «fantasía«. Los Pink Floyd de ‘The Division Bell’ parecen una obvia referencia.
El nuevo disco de Coldplay viene con temática espacial, Chris Martin ha declarado que quiere tocar en la luna y ‘Coloratura’ es un viaje a través del cielo y las estrellas, de «Calisto» a la «Heliosfera» pasando por «Betelgeuse» o «Neptuno», hasta ese lugar «en el que todos hemos soñado» y en el que «todo el mundo es bienvenido».
‘Coloratura’ puede que no sea la mejor balada que Coldplay han grabado, sobre todo porque ‘Yellow’ existe, pero oposita para ser una de las más emocionantes y su sonido floydiano resulta sincero y genuino, quizá porque Coldplay no abandonan ese componente «cheesy» que suele estar presente en su música, más bien lo refuerzan a la vez que salen completamente airosos de llenar sus 10 minutos de duración.
La canción está excelentemente desarrollada en todas sus partes pero puede que la mejor de todas, la más conmovedora incluso, sea la que corresponde al puente instrumental, que llega hacia la mitad: el mejor momento para sentar cátedra en una composición de este tipo. Y Coldplay lo hacen porque saben que lo importante es el viaje, no el destino.
Ariana and the Rose es una banda de Nueva York que lleva en activo desde 2013. En todo este tiempo ha publicado diversos singles y epés y teloneado a artistas como Lizzo, Allie X o Foxxes. El grupo se forma cuando su vocalista, Ariana Di Lorenzo, decide aparcar sus pinitos en el mundo del arte dramático para dedicarse a la música, motivada por el cruce entre synth-pop e instrumentación orgánica que percibe en la música de grupos como Depeche Mode, una de sus mayores influencias.
El amor de Ariana and the Rose por el pop de los 80 le ha llevado a publicar himnos en este estilo como ‘True Love’ o a colaborar con Roosevelt en un remix de ‘Love You Lately’, una de sus producciones efectivamente más orgánicas. Chvrches pueden haber sido una influencia en el sonido de ‘Survival of the Fittest’ y Ariana dice admirar especialmente artistas femeninas que van a su bola como Goldfrapp o Bat for Lashes o a estrellas del pop tamaño Cyndi Lauper, lo cual se nota en una obra musical que suena apegada a los sintetizadores sin tener miedo de sonar comercial. Su música recuerda definitivamente a la vertiente más ochentera y electrónica de ese pop practicado por gente como MUNA o Dagny.
Y luego está ‘Every Body’, su último single. Un corte mucho más contundente y clubero en el que se pueden percibir ecos a New Order o a la Georgia de ‘About Work the Dancefloor‘. Ariana lo escribe durante el confinamiento con la intención de evocar las salvajes noches de Nueva York, esas que entonces tan solo son un sueño, y la ha publicado estos días, cuando las discotecas han empezado a abrir sus puertas. Su intención con ‘Every Body’, hoy la Canción Del Día, es hacer un homenaje a estas discotecas y en concreto a las personas del colectivo LGBTQ+ que ha conocido en ellas, porque «las discotecas y la noche tienen más que ver con un sentido de comunidad que con el individuo, y son sitios que han sido un hogar para mí».
Hacía muchos meses que el mainstream no nos dejaba tan grandes apuestas en el plano internacional. Se nota que después de tantos meses de pandemia, oscuridad y discos en un cajón, se empieza a ver la luz al final del túnel: estamos en plena 5ª ola de covid-19, pero el buen ritmo de vacunación en Occidente permite comenzar a imaginar un futuro. O eso, o es inviable hacer coincidir todas las grandes apuestas de Universal, Sony y Warner la misma semana de este otoño. Algún hueco habrá que dejar a Adeles, Kendricks, Brunos y Rihannas.
El pasado viernes coincidía el lanzamiento de dos temazos con vídeos de primer nivel, llamados a conquistar las listas a la larga. De un lado, ‘Don’t Go Yet’ de Camila Cabello; y de otro, ‘INDUSTRY BABY’ de Lil Nas X con Jack Harlow. Aunque no haya conquistado las listas, es igualmente muy divertida la nueva de Shakira (para El País es «su mejor canción en 15 años»), y sí lo está haciendo ‘Bad Habits’ de Ed Sheeran, un pedazo de grower que ya tiene un lugar reservado entre lo mejor de 2021 (y quizá también, por tanto, una denuncia por plagio de Bronski Beat). Han sacado temas Billie Eilish y Lorde, y son hits de igual o mayor calado en nuestros corazones lo nuevo de Caroline Polachek, AURORA, Lolo Zouaï, Laura Mvula, cupcakke, Azealia Banks, Tinashe y LP.
Actualizamos nuestra playlist con las mejores canciones del mes con todas estas canciones y otras que representan a nuestros últimos «Discos de la Semana»: Koreless, Garbage, Doja Cat y Lucy Dacus. En representación del pop nacional, valores consolidados y veteranos como Viva Suecia, Tulsa y Carolina Durante, y también valores nuevos como Tiburona, Marinita Precaria, Sofia, Ant Cosmos o Selbor.
Completamos la playlist con lo mejor del mes con grandes temas de regreso de Villagers, Porches, Amber Mark, Courtney Barnett y Peggy Gou.
Lolo Zouaï / Galipette
cupcakKe / Moonwalk
AURORA / Cure for Me
Ed Sheeran / Bad Habits
Lil Nas X, Jack Harlow / INDUSTRY BABY
Shakira / Don’t Wait Up
Azealia Banks / Fuck Him All Night
Tinashe / Bouncin
Caroline Polachek / Bunny Is a Rider
Camila Cabello / Don’t Go Yet
Billie Eilish / NDA
Viva Suecia / La voz del presidente
Carolina Durante / Moreno de contrabando
Tiburona / Sola y feliz
Marinita Precaria / Tú pa qué
LP / Goodbye
Laura Mvula / Magical
Doja Cat, The Weeknd / You Right
Villagers / So Simpatico
Porches / Okay
Lucy Dacus / Brando
Garbage / Godhead
Tulsa / Los volcanes avisan
Selbor / Your Love
Sofia / Decir adiós
Koreless / Black Rainbow
Ant Cosmos / Llámame
Amber Mark / Competition
Peggy Gou, OHHYUK / Nabi
Courtney Barnett / Rae Street
Lorde / Stoned at the Nail Salon
Parte de la redacción evalúa ‘Don’t Go Yet’, el nuevo single de Camila Cabello y nuestra «Canción del Día». Sebas ofrece una opinión y a favor y Jordi, en contra.
«‘Romance’ de Camila Cabello salvó los muebles sobre todo gracias a la inclusión impostada de ‘Señorita’, una canción más bien de Shawn Mendes. Había algún tema acertado en el álbum, pero en general se abusaba de las baladas y era un gran «quien mucho abarca, poco aprieta». ‘Don’t Go Yet’, llena de ganchos en Spanglish y guiños a diferentes ritmos (de Colombia a Brasil y vuelta a Cuba), vuelve a poner las cosas en su sitio. Aquí Camila Cabello parece consciente de que ‘Havana’ es su mejor canción; recuperar sus raíces, por tanto, lo mejor que puede hacer; y divertirnos con vídeos llenos de salsa y sal (como su presentación en directo para Jimmy Fallon), un factor diferenciador.
El punto de culebrón que tenía el clip de ‘Havana’ se replica en este temazo para escuchar en bucle: un fiestón de memes y referencias (Shakira, Beyoncé, Bangles, las vanguardias del siglo XX) que ojalá sea la línea general de su nuevo disco, y no una excepción, como sucedió con la excelente ‘Liar’ en la era anterior». Oye, Camila, mi cuerpo pide salsa». Sebas E. Alonso.
«Se agradece, en estos tiempos de novedades musicales incesantes, que alguien haga algo diferente. ‘Don’t Go Yet’ es diferente porque suena a Selena Quintanilla o a Gloria Estefan. Es una cumbia pop que parece haberse teletransportado desde los 80 hasta nuestros días. Ahora bien, dentro de lo arriesgada que puede parecer como propuesta, también es una canción que nos dice muy poco de quién es realmente Camila como artista. El sonido y la estética a lo Selena resultan impostados, inauténticos, y por ello soy incapaz de ver más allá de lo que parece un producto prefabricado sin alma.
Ahora que Caroline Polachek la ha criticado indirectamente por copiar su estética, es importante atender a sus palabras: hay artistas que tienen visión y otros no. Y Camila se conforma con ponerse disfraces, quizá porque no tiene muchísimo más que ofrecer. En ese caso no puede ser más diferente de su amada Selena Quintanilla o de sus admiradas Rosalía, C. Tangana y Nathy Peluso. ‘Don’t Go Yet’ es otro disfraz de los muchos en su haber». Jordi Bardají
Esta semana Grimes ha estado en nuestra mente por varias razones. En primer lugar, durante 10 minutos ha sido la esposa del 2º hombre más rico del planeta Tierra, según el listado de Forbes. Estos han sido los minutos que Jeff Bezos ha estado en el espacio exterior.
Por otro lado, ha compartido un teaser de una canción nueva en TikTok con la que ha querido provocar a su sello. En el texto posteriormente subido a Instagram, Grimes ha expresado que le gustaría que esta producción fuera un single y tuviera su propio vídeo, pero resulta que en su casa discográfica no estaban de acuerdo. Shazam reconoce este tema con el título de ‘100 Percent Tragedy’, que es una de las frases que se escuchan en este teaser. Sus seguidores la han animado a hacer el vídeo, entre ellos, Ruth Lorenzo que le ha dejado un comentario indicando: «haz lo que tú quieras, cariño». La canción devanea entre los riffs de sintetizador a lo Jean Michel Jarre y cierta inspiración trance.
Más adelante, Grimes ha explicado el significado de ‘100 Percent Tragedy’. La autora de ‘Miss Anthropocene‘ ha dicho que la canción va sobre «tener que derrotar a Azealia Banks en aquel momento en que intentó arruinarme la vida», a lo que Azealia ha contestado «y para eso haces un descarte de Inna». La autora de ‘Fuck Him All Night‘ considera que Grimes tiene una «obsesión psicosexual» con ella.
Finalmente, Grimes ha concedido una entrevista a Billboard para hablar de su estrategia en Discord y de su próximo álbum, que se define como una «ópera espacial». Sus palabras han sido las siguientes: «Hicimos un disco y nos preguntamos si era un disco acabado. Eso fue antes de fichar por Columbia. Entonces fiché por Columbia, debatimos sobre los singles y sigue en proceso. Es una especie de disco conceptual, así que sí tiene una narrativa. Es una ópera espacial, y estoy intentando que sea irrefutable, perfecto. Con mi último disco, tenía un montón de grandes ideas, pero dejé que fuera más impresionista. Con este disco creo que tengo más que decir. Confío mucho en este material. También seguimos haciendo canciones. Pero vamos a empezar a sacar singles, lo prefiero. Prefiero no poner más presión en el álbum y ser capaz de seguir añadiendo cosas, porque me gustan los discos largos. Creo que vamos a empezar a sacar singles en verano, hasta cuatro, cinco o seis singles. Soy una persona de álbumes, pero también me gusta ir sacando música».
Y así, en un pestañeo, ha llegado a su fin Drag Race España. Hace poco era solo un sueño, después una realidad que no se sabía cuándo se iba a materializar, y hoy ya se puede considerar parte de la historia de la televisión española. Drag Race España ha cumplido las expectativas que se depositaron en ella cuando se anunció su llegada el pasado mes de noviembre: ha sido un desfile de «charisma, uniqueness, nerve and talent» desde el principio hasta el final, para nada un desastre como lo que ahora pensamos cuando miramos la primera edición de RuPaul’s Drag Race. El filtro.
Hasta cierto punto era absurdo que se celebrarse la final de Drag Race España: Carmen Farala lleva varios episodios siendo muy obviamente la ganadora de esta primera edición, por lo que su proclamación no ha podido sorprender a nadie. Pudo parecer demasiado básica al principio, demasiado «Miss España», como ella misma se reconoce, pero ha callado bocas literalmente desde el primer episodio. La sevillana ha sido en tres ocasiones la ganadora de la semana y nunca ha hecho un lipsync, como drag queen es más completa que sus contrincantes en todos los sentidos y además se ha ganado el corazón del público gracias a su sentido del humor y a su compañerismo, especialmente con Dovima Nurmi, sin que le haya dado miedo dar cizaña cuando ha tocado. Su «look» de la final no ha sido el mejor que ha presentado, pero la sorpresa de su peluca mojada al son de ‘La gata bajo la lluvia’ de Rocío Dúrcal ha dejado con la boca abierta.
Su competencia tampoco ha sido poca cosa: Killer Queen ha hecho más honor a su nombre de lo que parecía en un principio (especialmente su «roast» al jurado fue el mejor de la edición, en mi opinión) y su paso por el programa ha sido de los bonitos: en un primer momento provocó dudas sobre su continuidad en el show pero esas dudas las ha ido disipando cada domingo con «looks» muy elaborados, un buen sentido del concepto y un talento cómico innegable. Puede que no desprenda aura de estrella como algunas de sus compañeras expulsadas, como Inti o Dovima Nurmi; ni que sea tan desternillante como Pupi Poisson, nombrada «Miss Simpatía» por motivos obvios; pero es una gran «entertainer». De haberse nombrado finalistas, pues el lipsync final ha sido a tres, Killer Queen habría quedado segunda y Sagittaria tercera, pues el paso de la catalana por el programa ha sido más irregular, aunque ha sido la competidora más arriesgada de la edición (¡ese «look» de Dalí!) y como «performer» ha sido probablemente la mejor de todas.
Pero si por algo ‘Drag Race España’ ha mantenido al público pegado al asiento ha sido por el talento de todas sus reinas. En el programa final han vuelto a desfilar todas en sus mejores versiones con unos «outfits» francamente alucinantes en varios casos, como el «look» a lo Power Ranger de The Macarena (la primera expulsada), el atuendo a lo reina tailandesa de Hugáceo Crujiente o el más minimalista pero igualmente espectacular de Arantxa Castilla-La Mancha. Aunque ha seguido habiendo dudas sobre el maquillaje de las concursantes, que ha sido mejorable; y aunque es cierto que muchas de ellas no estaban en absoluto preparadas para salir en un programa de televisión, también ha vuelto a quedar claro que cada una de ellas tiene su personalidad y su estilo muy marcados y diferenciados y que el «casting» realizado por el programa ha sido de gran nivel.
Tras el estreno de ‘Drag Race España’ lamentamos que el primer programa había sido algo «amedrentado». Los miembros del jurado parecía que estaban clavados a las sillas de la tensión. Finalizada la edición hay que decir que la dinámica entre Supremme Deluxe, Ana Locking, Javier Ambrossi y Javier Calvo no ha terminado de desatarse del todo quizá por falta de confianza o quizá porque, simplemente, ellos no son RuPaul y Michelle Visage. Sus valoraciones han sido justas en la mayoría de casos pero, en términos televisivos, la primera edición de ‘Drag Race España’ ha quedado cohibida. Ha tenido momentos que todos recordaremos, como la marcha de Inti, el lipsync petrificado de Dovima Nurmi, el «Snatch Game» o la historia de Pupi, pero el motor de la edición ha sido el progreso de sus concursantes… como es lógico, pero da la sensación de que a ‘Drag Race España’ le ha costado engrasarse televisivamente hablando. Aunque mejor eso que una (hipotética) segunda edición poco genuina. Si algo ha demostrado la franquicia «Drag Race» es que la naturalidad lo es todo. En este sentido, Carmen Farala ha sido -otra vez- la justa ganadora.
Leon Bridges ya no es ese artista que conocimos hace 6 años, lo que significa que ha evolucionado. En su caso para bien: ‘Good Thing‘ (2018) era un muy buen disco sobre todo en su primera mitad, donde están colocadas las canciones ‘Bet Ain’t Worth the Hand’, ganadora de un Grammy; la adictiva y semi bailable ‘Bad Bad News’, a la postre sampleada por The Avalanches, y ‘Beyond’, el segundo mayor éxito de su carrera solo por detrás de ‘River’: nada mal para un tercer single.
El tercer disco de Bridges ha sido grabado en el estudio-bar Gold-Diggers de Los Ángeles, de ahí su título, y vuelve a ser un trabajo íntimo y modesto que no ha lugar a estridencias ni tampoco a demasiados riesgos. Leon es conocido por su timidez -una de sus mejores canciones se titula ‘Shy‘- y en su música se nota. Su intención con ‘Gold-Diggers Sound’ ha sido hacer el tipo de música que él suele escuchar en los bares o clubes donde se toca música en directo, pero sin perder su estilo, y aunque ‘Gold-Diggers Sound’ se puede tratar como música de fondo, también merece más atención que esa.
Tímida es, por ejemplo, la aproximación que Leon Bridges hace hacia el hip-hop en varias pistas de ‘Gold-Diggers Sound’ -inédita en su carrera- como ‘Magnolias’, de ritmillo trap nada agresivo; ‘Details’, algo así como su respuesta a la moda lo-fi hip-hop de Youtube, o la sexy ‘Sho Nuff’. Son producciones comedidas que reflejan la personalidad de Leon, un amante que atesora la intimidad con su pareja ante todo. En ‘Steam’ canta que «no quiero tener conversaciones triviales ni socializar, ¿qué haces esta noche?», en ‘Details’ que «ellos no te necesitan como yo, ni aprecian todos tus detalles como yo», y en ‘Magnolias’ asegura que «nada me gusta más que estar aquí contigo».
Pero, a rasgos generales, ‘Gold-Diggers Sound’ vuelve a ser un trabajo inspirado por el soul y el viejo R&B, sin bases bailables y arreglado y producido con mimo, con el que la pátina retro de ‘Coming Home’ queda definitivamente como una excepción en la carrera de Leon. Sus canciones tampoco la necesitan aunque a veces se pasen de sencillas y recatadas. El primer single ‘Motorbike‘ es una relajante canción de R&B y soul que se mueve como a cámara lenta, con la que casi puedes sentir el viento acariciándote la cara al escucharla; ‘Blue Mesas’ una bonita balada con cuerdas sobre la soledad de la fama, tan personal que Leon consideró no incluirla en el largo; y ‘Why Don’t You Touch Me’, sobre no sentirse deseado, una de sus composiciones más sentidas.
Como hemos dicho, las canciones de ‘Gold-Diggers Sound’ no pregonan su presencia a los cuatro vientos, ni siquiera cuando presentan novedades más o menos interesantes. La canción de apertura, la espiritual ‘Born Again’ con Robert Glasper, agrega interesantes matices jazz y casi chill-out, un sonido que sienta bien a Leon; la discreta ‘Sweeter‘ con Terrace Martin es irónicamente su primera canción protesta, y ‘Steam’ es su interesante pero, de nuevo, comedida aproximación al sonido Talking Heads. ‘Gold-Diggers Sound’ es un disco tan templado que el discreto clímax de vientos metales de ‘Don’t Worry’ con Ink -otra de las canciones destacadas- suena como fuegos artificiales en comparación con todo lo demás. Sin que esta vez le haya salido un clásico tamaño ‘Bet Ain’t Worth the Hand’, ‘Gold-Diggers Sound’ queda efectivamente como buena música que poner de fondo.