Inicio Blog Página 272

Muere Sinéad O’Connor: sensibilidad y revolución de una avanzada a su tiempo

90

The Irish Times anuncia la muerte de Sinéad O’Connor a los 56 años. El medio irlandés reproduce un comunicado de la familia que dice: «Con gran tristeza anunciamos la muerte de nuestra querida Sinéad. Su familia y amigos están devastados y pedimos respeto a nuestra privacidad en este momento tan difícil».

Entre las últimas actualizaciones de redes de Sinéad O’Connor, una en Twitter en la que lamentaba la muerte de Andy Rourke, y otra en Facebook en la que hablaba de su nuevo disco: “Hola a todos, me he mudado hace poco a Londres después de 23 años de ausencia. Estoy muy feliz de estar en casa. Pronto acabaré mi disco. Saldrá a principios del año que viene. Espero hacer conciertos por Australia y Nueva Zelanda a finales de 2024. Europa, Estados Unidos y otros territorios a principios de 2025”.

La cantante irlandesa dio el salto a la fama a finales de los 80 con un debut llamado ‘The Lion and the Cobra’, en el que se incluyeron singles como ‘Mandinka’. En 1990 su segundo disco se convertiría en un superventas mundial gracias a la recuperación de un tema escrito por Prince que se había publicado sin éxito hacía unos años. ‘Nothing Compares 2-U’ sería una de las composiciones más brillantes de él y una de las mejores interpretaciones de ella. Era inolvidable e indisociable de un vídeo multipremiado en MTV, en que ella lloraba en primer plano por una ruptura… llevando al público por extensión a las lágrimas también.

Pero aquel disco también incluía otros temas románticos de casi igual calado como el precioso ‘The Last Day of Our Acquaintance’, y revolucionarios de una u otra manera. Hablamos de ‘Black Boys on Mopeds’ (con crítica explícita a Margaret Thatcher) o ‘Feels So Different’ (que abría tal disco durando casi 7 minutos con un mensaje de autoafirmación). Ese carácter revolucionario sería un problema para la artista, que sería oficialmente cancelada tras romper una foto del Papa en SNL al denunciar los abusos de la iglesia.

La carrera de Sinéad O’Connor nunca remontaría del todo en lo comercial pero sí en lo artístico. Pese a no contar con el apoyo mediático de antaño, discos editados la pasada década como ‘How About I Be Me’ (2012) y ‘I’m Not Bossy, I’m the Boss’ (2014), seguirían siendo notables tanto por melodías y producción, como por sus contundentes mensajes sobre el amor por uno mismo y el feminismo, a su manera.

Diagnosticada con bipolaridad y otros problemas de salud mental, Sinéad O’Connor intentó suicidarse el día de su 33º cumpleaños, y se había temido por su vida varias veces, como cuando hace unos años desapareció durante unas horas, tras haber sido vista conduciendo una bicicleta con una bandera de Irlanda.

La prensa solía divertirse con sus devaneos religiosos, cambios de nombre y de orientación sexual, y pocas veces se destacaba tanto que su música no había perdido sensibilidad. Además de mantener una buena carrera en solitario y actuar en directo de vez en cuando (en Madrid se dejó caer por Noches del Botánico), tuvo el buen gusto de colaborar con gente como John Grant. Hoy por hoy se desconoce la causa de su muerte, y su familia ha pedido respeto a su privacidad.

20 canciones de Sinéad O’Connor que no escribió Prince

Queens of the Stone Age / In Times New Roman…

Hemos tenido que llegar al 8º álbum de Queens of the Stone Age para que lo que nos cuenta un disco suyo ocupe más espacio que cómo nos lo cuenta. ‘In Times New Roman…’ es el álbum más personal de la banda según las letras escritas por Josh Homme, pues el líder del grupo ha pasado por un divorcio traumático, una depresión post, un cáncer, la muerte de amigos como Mark Lanegan y Anthony Bourdain, y luego lo que todos: una pandemia, un encierro, etc. Hay que recordar que este es el primer disco del grupo en 6 años.

De todo eso habla ‘In Times New Roman…’, mientras por ejemplo ‘Songs for the Deaf’ (2002), su álbum más mítico, era un viaje en coche por California, y su mayor hit, ‘No One Knows’, una reflexión sobre los efectos de las drogas, prescritas o no.

Josh Homme cuenta ahora que no se avergüenza de lo explícito de las letras incluso en los singles de presentación de este álbum, porque cree que la música tiene que contar la verdad sobre nosotros. Y su verdad, después de una disputa por la custodia de sus hijos y órdenes mutuas de alejamiento entre él y su ex esposa Brody Dalle, también cantante de Distillers, aparece en temas como ‘Paper Machete’ o ‘Emotion Sickness‘. La primera, una de las grabaciones más urgentes del álbum, plantea, directa: «¿Todas y cada una de tus relaciones terminan en tristeza y miseria?». La segunda repite en su estribillo «Tuve que dejarla marchar / No te preocupes por mí».

El rock stoner típico de Queens of the Stone Age impera tanto en la mencionada ‘Paper Machete’ como en ‘Negative Space’, una canción que trata de encontrar el camino de vuelta a la Tierra, también con una outro nítida como pocas se han visto: «No digas que ya no me quieres, pensé que éramos iguales». ‘What the PeepHole Say’, sobre un regreso a su adolescencia más bien, mantiene el tono guitarrero y rugoso, mientras otras canciones introducen otras sonoridades.

Dejada de lado su etapa junto a Mark Ronson en ‘Villains‘ (2017), hay varias pistas que ofrecen una visión diferente. El estribillo de ‘Made to Parade’ resucita a David Bowie (en muchas ocasiones Homme ha recordado por tono), y la guitarra final a su escudero durante los primeros años 70, Mick Ronson. En cambio, son los Beatles quienes se asoman por los momentos más pop del álbum, como ‘Time & Place’ (también un poquito Talking Heads y Radiohead) y sobre todo el estribillo de ‘Emotion Sickness’.

El trabajo de cuerdas es importante en ‘Obscenery’, igualmente en la oriental ‘Sicily’, que va dando a la segunda mitad del disco una luz diferente. Algo que confirma el final escogido para el álbum: un tema de 9 minutos llamado ‘Straight Jacket Fitting’, dividido en partes, y con coda frente a la hoguera. Pero sobre todo destaca ‘Carnavoyeur’, en la que tanto montan violines como efectos electrónicos. Si en ‘Negative Space’ habíamos escuchado a Josh Homme lamentar que iba «a la deriva mientras el mundo gira» y que «nunca volveremos al lugar de donde venimos»; en ‘Carnavoyeur’ subyace la idea de aceptación. «Vivimos, morimos, caemos, nos levantamos / Soy un buitre, así que oigo despedidas / No hay final para la vida, siempre, que siga la vida».

Blur: «La vida moderna es más basura todavía»

16
Bastienne Lewis

Blur van a lograr, obviamente, otro número 1 en Reino Unido con su nuevo álbum, ‘The Ballad of Darren‘. Han vendido casi 30.000 unidades solo durante el fin de semana, en las islas. Nuestra primera aproximación al que es nuestro Disco de la Semana tuvo lugar durante Primavera Sound. Aquel momento en que, después de arrasar en la edición de Barcelona, su show de Madrid se vio afectado por la lluvia. La jornada de jueves del festival fue cancelada al completo, pero se decidió programar un concierto de Blur en La Riviera, donde tan solo caben 2.000 personas.

El mismo día en que ofrecían un gran show en dicha sala, Damon Albarn y Graham Coxon atendían a la prensa, y nos daban de comer. Pero ni el alcohol regado entre los asistentes, ni la ilusión de tener a dos leyendas tan cerca animó una presentación de álbum que ha tenido muy poca trascendencia. Parecían comparecer ante los periodistas como por obligación. Ni cuando una compañera en la última fila se quejó de que no se les oía prácticamente nada, porque sobre todo Damon era incapaz de acercarse al micrófono a la boca (y eso que es el cantante), el grupo se esforzó por fingir cualquier tipo de entusiasmo. Contestaron asépticamente, no contestaron en absoluto o tardaron unos interminables segundos en dar algún tipo de respuesta. Y eso que el presentador del evento había confesado que lloró la primera vez que escuchó el disco.

En un momento a Damon le dio la risa cuando este hombre estaba empezando a formular una pregunta sobre ‘The Narcissist’. «Soy una persona realmente horrible, arderé en el infierno», se disculpó Damon. Por alguna razón, el grupo decidió no soltar mucha prenda sobre las canciones por las que les preguntaba, ‘St Charles Square’ o ‘The Heights’. «No sé cómo describir esa canción», comentaba Coxon sobre la última. Para el presentador del evento, sonaba esperanzadora. Para Graham, más bien es «el fin del mundo». En otro momento de la charla, un fan preguntaba por qué hay tantos nombres en el disco, como Albert y Leonard, y ni Damon ni Graham contestaron nada en absoluto, esquivando el apellido de Cohen, una influencia en esta era. En medio de esta desgana, además estaba vetado hacer preguntas sobre cualquier cosa que no fuera este álbum, Gorillaz y cosas así.

Blur darían un conciertazo horas después y todos nos olvidaríamos de este encuentro. Una reescucha de estos 40 larguísimos minutos deja, no obstante, algunas claves sobre el álbum que merece la pena rescatar en la semana de salida del mismo. Hasta me sorprende ahora la cantidad de titulares que encuentro entre silencios incómodos, ninguneos y suspiros. Comenzando por la portada de Martin Parr, que alguien interpreta que referencia la portada con gorro de baño de su debut ‘Leisure’, por lo que de alguna manera cerraría un círculo. «Se parecería más a ‘The Great Escape’, si puedo ser pedante», corrige Damon, al tiempo que bromea con el mal tiempo que hace en España en comparación con el «tiempo piscinero» que esperaba. Graham añade hablando de los contrastes de la imagen: «Pensábamos más en las fronteras de una isla, de estar rodeados de agua. Hay cosas dentro del agua, y cosas fuera del agua. Hay mucha fuerza en la imagen. La persona que aparece está en control de un pedazo de agua, pero si vas al mar de verdad es otra cosa, no es una piscina, incluso hay tiburones. Es una situación completamente diferente».

Sobre el lugar que ocupa el disco de Blur en su discografía, Albarn tampoco lo ve tan autorreferencial: «No recuerda a ningún otro disco. Hay momentos que recuerdan a cosas, pero es bastante nosotros ahora». Coxon coincide con Damon cuando le preguntan si ‘St Charles Square’ pretende ser un regreso a sus inicios: «Hemos dejado que la canción nos hable. He usado trucos de guitarras que utilicé al principio, en los primeros discos, pero no es algo que puedas notar».

Damon y Blur sí bromean sobre el modo en que han mantenido la grabación de este disco en secreto: «No tienes que compartirlo en redes, no es obligatorio decirlo, y así nadie se entera. Nos comprometemos mucho con el proyecto, y no hay mucho tiempo para pensar en lo que pasa fuera», dice Graham. «Fue muy fácil, no le dije a nadie que estaba escribiendo. Desaparecimos en el estudio y no salimos hasta que lo terminamos», añade Albarn, que repudia tanto la palabra «reunión» como la palabra «comeback»: «Reunión es una noción problemática. Empezamos en el instituto tocando un piano, un sintetizador, una batería, una guitarra, cualquier cosa que pilláramos. Conectamos y nuestra dedicación a la música ha sido de por vida. En esencia esto no es una reunión, simplemente es lo que hacemos».

Damon cree, de hecho, que el secretismo ha sido parte del éxito: «La razón por la que trabajo tan bien es porque no se lo digo a nadie. Vino por sorpresa (NdE: durante una estancia en Montreal). En ese ambiente no tenía ninguna presión, así que me sentía muy libre. Fue muy liberador para mí. Luego vino un tiempo en Navidad de vuelta a Londres en el que busqué más canciones. Empezamos en enero y fue fantástico porque surgió de manera muy natural. No nos dimos cuenta de lo que estábamos haciendo».

Graham califica el proceso como «extremadamente rápido». «Normalmente tenemos un proceso de pre-producción, pero en esta ocasión nos saltamos eso. Grabamos directamente». Y ahí se lo pasó como un enano: «Lanzaba riffs para jugar. De ahí vienen esas cantidades enormes de guitarras, y hay muchas capas a las que prestar atención. Para mí es muy interesante disfrutar todo el proceso en directo, observar qué reacción generan los acordes, a través de las canciones. Y hay muchos teclados, que ocupan el mismo espacio, haciendo el trabajo de las guitarras o al revés. Nunca me aburro de hacer esto, sobre todo con sus acordes, porque hay secuencias de acordes muy bonitas a lo largo del álbum». Damon Albarn compara el proceso de producción a un cocinado. «Añadimos nuestras especias favoritas, las verduras…»

«Los sonidos locos van apareciendo por accidente, o a propósito. Las dos cosas. Los que vienen accidente suelen gustarme más»

¿Qué parte ha cumplido James Ford, como productor? ¿Es el responsable de esos sonidos locos que se escuchan en ‘The Narcissist’ o en el tema final, y que en ocasiones pueden recordar a los trucos de ‘On Your Own’? Ambos coinciden en que James Ford ha sido algo más que un productor. «Cualquier sonido loco ha salido del proceso de las canciones. James es un productor, pero es parte de la banda también. Lo mismo coge una gutiarra que un teclado y aporta ideas musicales. Una batería suena así o asá. Así es como trabajamos. Los sonidos locos van apareciendo por accidente, o a propósito. Las dos cosas. Los que vienen accidente suelen gustarme más. Es como capturar una foto y me gusta mucho trabajar así. Me gusta la lucha y me gusta que esa lucha se escuche en el proceso final».

Pregunto a Blur sobre el humor resultante en esos pequeños detalles, en medio de lo que parece un disco contemplativo, sobre la mediana edad. Y Damon explica: «Siempre va a haber humor en Blur». Graham habla concretamente del tema llamado ‘Far Away Island’, guiado por una acústica guitarra, pero con un punto de «humor psicodélico» que sacude al oyente por lo raro que le resulta. «Otra gente no se comprometería a hacer algo así, pero nosotros lo disfrutamos. Dimos un color a esa atmósfera, para que al final quedara esa sensación de gravedad, de estar flotando, de confusión, de estar a la deriva, de preguntarte «qué pasa aquí». Es una ilustración literal de experiencias. Me gusta que la música me haga preguntarme «qué está pasando aquí»». Añade Albarn: «Se llama «word painting» (figuralismo), nos han dicho».

«Reino Unido se ha vuelto loco, tristemente»

Otro de los puntos destacables es el debate sobre si las letras de Albarn continúan parodiando la sociedad británica, como en sus inicios. «Es más global, porque ahora he visto más mundo de lo que había visto entonces. La Inglaterra a la que traicionábamos era algo que venía de nuestras experiencias en América. Veíamos la locura a la que volvíamos y lo expresábamos. Diría que Reino Unido se ha vuelto loco, tristemente. El título de ‘Ballad de Darren’ se debe a un hombre real. Muchos de mis personajes son esotéricos, pero Darren es real y uno de los supervivientes de esa locura. Nos representa a todos nosotros. Es la balada de todos nosotros. Y es desde la perspectiva de mirar a la vida, no desde el lado triste».

Hablando de redes, cómo guardar un disco en secreto, Damon había parafraseado el título de un disco de Blur, «Modern life is rubbish still», y Graham había puntualizado que «la vida moderna incluso es más basura todavía». Entre esas cosas que odian, está hacer videoclips, como todos sus fans están pudiendo comprobar. Dice Albarn, a pesar de haber entregado verdaderas maravillas como Gorillaz o incluso con Blur (‘The Universal’ fue un homenaje a ‘La Naranja Mecánica’): «Estoy muy feliz sin vídeos en absoluto. Odio los videoclips. Si alguien quiere hacernos uno… Pero me gusta más escuchar que ver. La música aún es algo fresco, y no va sobre imágenes. Tenemos una imaginería, pero no… Que lo haga la gente más joven, les interesa más».

«Odio los videoclips. Me gusta más escuchar que ver»

Y eso también guarda relación con la propia ‘The Narcissist’. «Hay una relación estrecha entre ser narcisista y ser un performer. Es imposible ser un performer y no ser un narcisista, hoy en día, debido a las redes sociales, tienes que modelar tu imagen y proyectarla hasta el infinito. Hay en ella algo de post-historia. Es una canción pop, que puedes poner a cualquier persona, pero tiene esa atmósfera».

El líder del grupo, que elude responder una pregunta sobre si el disco es deliberadamente moderno sin pretender serlo -la pregunta ya parecía el concepto de una canción de Blur en sí mismo, o quizá de Pulp más bien-, no disfruta evaluando su trabajo presente o pasado: «No me siento cómodo juzgando cosas, porque te vuelves complaciente como oyente y como artista, te transformas en la persona más vaga. Nuestro compromiso de mantenernos frescos es nuestro mayor valor».

«Nuestro compromiso de mantenernos frescos es nuestro mayor valor»

Quizá lo que más recordemos sobre Blur este año será el concierto que vimos en Primavera Sound después de tantos años, o el que en La Riviera nos perdimos. Damon se disculpa con la gente que no va a caber o cupo en este show. «Después de Barcelona, descansé unos días de vacaciones, y al volver a volar, vi a gente que iba al Primavera de Sudamérica pasando por África porque era más barato. Gente de Guatemala iba en el mismo vuelo que yo. Nos rompe el corazón que alguien que viaja para verte por primera vez, no pueda hacerlo, pero nosotros teníamos que hacer algo, aunque sé que no va a ser para todo el mundo. Nos encanta tocar en sitios pequeños. Es de donde venimos».

Animal Collective abren paso a su nuevo disco con ‘Soul Capturer’

5
Hisham Akira Bharoocha

Animal Collective publicará su nuevo álbum ‘Isn’t It Now?’ el 29 de septiembre. Pero de momento, comparten un single llamado ‘Soul Capturer’. El cuarteto formado por Avey Tare, Panda Bear, Deakin y Geologist ha creado su 12º disco, que dicen, es como «un patio de recreo donde ejercitan y dan rienda suelta a nuevas ideas e influencias».

‘Soul Capturer’ habla de un devorador de almas que puede ser Internet, o «cualquier cosa que te seduzca: las drogas, el sexo, un viejo amigo en el que sabes que no debes confiar». Lo presentan como «un himno para nuestro malestar existencial en la red». Esta canción será parte del disco más largo de la banda, 64 minutos, en los que 22 de ellos pertenecen al tema ‘Defeaf’. Aunque ya lo han tocado en directo durante los últimos años, ahora lo incluyen en ‘Isn’t It Now?’.

Russell Elevado (D’Angelo, The Roots, Kamasi Washington) ha coproducido y mezclado este álbum que Animal Collective acabó en 12 días. Después de decidir en 2019 que tenían material para dos álbumes, el grupo estrenó ‘Time Skiffs’, pero este segundo álbum estaba en sus mentes mucho antes de que una pandemia decidiese por ellos. Este otoño verá la luz su proyecto más «comunitario y solidario».

El tracklist:
1. Soul Capturer
2. Genie’s Open
3. Broke Zodiac
4. Magicians From Baltimore
5. Defeat
6. Gem & I
7. Stride Rite
8. All The Clubs Are Broken
9. King’s Walk

Massiel pide un pacto entre Feijóo y Sánchez

134

El acto de presentación del Benidorm Fest 2024 ha tenido una inesperada protagonista: Massiel. Pero no lo ha sido por hablar de música, precisamente. La ex ganadora de Eurovisión y madrina de la próxima edición del concurso de RTVE se ha salido completamente del guion con un alegato político en el que ha exigido a Feijóo, líder del «partido más votado» que «hable a Sánchez para que se pongan de una puta vez de acuerdo».

La cantante ha sacado el tema de los resultados del 23J mientras se dirigía a Carlos Manzón, presidente valenciano que ha formado un gobierno PP-VOX con un: «Hay que hacer buenos pactos, presidente». María Eizaguirre, la directora de Comunicación y Participación de RTVE, ha tratado de disuadir a Massiel mientras le decía: «Vamos a nuestro tema, que es el de Eurovisión», según ha informado elDiario.es. Pero a su juicio, «Eurovisión está dentro de la vida”. La idea de que los líderes del PSOE y PP hablen entre ellos, ha presumido Massiel, «se hizo en Alemania y salió muy bien».

Aunque esto ha eclipsado la presentación, el objetivo de la rueda de prensa era mostrar el calendario de fechas para la edición de 2024 del Benidorm Fest. Así, RTVE ha explicado que las semifinales serán el 30 de enero y 1 de febrero y la final el día 3. Los 16 los artistas que participen en el certamen se conocerán el 11 de noviembre, durante los Grammys Latinos en Sevilla. Además, se ha presentado una fórmula nueva llamada «campamento de canciones» que será un proceso a través del cual encontrar canciones, que no necesariamente serán usadas para competir en Eurovisión.

Forbes borra el post que relacionaba a Jack White con ‘Que te vote Txapote’

20

La revista Forbes España ha borrado el artículo en el que relacionaba a Jack White con el eslogan ‘Que te vote Txapote’ en un artículo publicado el pasado 16 de julio que en las últimas horas se ha viralizado en redes.

El artículo indicaba en el titular que Jack White es «el autor de la melodía de ‘Que te vote Txapote'», en alusión a que el público, cuando canta el lema, en realidad reproduce la melodía de la mítica ‘Seven Nation Army’ de los White Stripes. «Aunque lo parezca, no se trata de un nuevo hit creado por Iván Lagarto para El intermedio», señalaba el medio.

En España, la melodía de ‘Seven Nation Army’ está muy presente en el contexto futbolero, ya que el público la suele cantar en los partidos usando la vocalización «lo lo lo». Con la frase «Que te vote Txapote», la melodía ha sonado últimamente en boca de Andrés Calamaro, que la ha cantado durante un concierto.

Forbes ha borrado el artículo después de las reacciones negativas que ha suscitado una captura de su titular que ha circulado por redes.

En los días previos a las elecciones generales, algunas personas en Twitter se acordaron de Jack White al escuchar la melodía de ‘Que te vote Txapote’. Un usuario de Twitter se preguntaba «¿sabe Jack White que los grupos ultraderechistas de España están usando ‘Seven Nation Army’ con la letra ‘Que te vote Txapote’, en referencia a un asesino terrorista?».

Jack White es conocido por su desprecio a Donald Trump. De hecho, el uso de la melodía de ‘Seven Nation Army’ en un vídeo de la campaña electoral de Trump de 2016 provocó que los White Stripes emitieran un comunicado confirmando que no habían participado en dicho vídeo.

Delgao sube ‘Del Infierno Al Cielo’ por un beso

0

Delgao se une al productor argentino Facundo Majdalani en ‘Del Infierno Al Cielo’. La canción tiene un sonido electrónico, «kinky pop», en el que Delgao se desenvuelve de maravilla; su voz con autotune está hecha para este tipo de melodías. Y es que, sin ser una canción alegre, el cantante de ‘Amor Kinky’ presenta un tema muy bailable. Es nuestra Canción Del Día.

‘Del Infierno Al Cielo’ habla de un amor separado por lo divino y humano: «Voy a hacer una escalera del infierno al cielo / Y cuando no mire el diablo subiré a darte un beso». La guitarra del inicio y el teclado del final le bajan el carácter festivo que la base le da al tema. Aunque Delgao habla de «veneno», «lloros» y «sangre», le queda espacio para vacilar un poco de su dolor, algo que ya ha mostrado en numerosas ocasiones: «No me hizo fuerte / Pasarlo mal me hizo guapo y cabrón». Claro que sí, el sufrimiento cada uno lo trata como quiere.

Delgao tira una referencia a Monsterz, ¿colectivo? en el que comparte espacio con algunos de los artistas de hyperpop más conocidos de España, como María Escarmiento, Fran Laoren o Cma y Soub. «‘Toy con los Monsterz, haciendo leaks / Quemando los miércoles de Madrid», canta en el segundo verso. Las fiestas de los miércoles de este club parece que han dado de qué hablar.

Una ruta alternativa para Low Festival

3

Low Festival se celebra este fin de semana en Benidorm, con JENESAISPOP como medio oficial, una vez más. Las entradas y abonos están a punto de agotarse (ya no quedan VIP ni VIP Pool). Ya os recomendamos los 10 imprescindibles para el público casual, pero en este artículo destacamos también otros 10 nombres que disfrutar si ya has visto muchas veces a GusGus, Django Django, Viva Suecia, Vetusta Morla, The Vaccines.

Confeti de Odio
El viernes 28 a las 20.00 de la tarde y en coincidencia con Natalia Lacunza, Confeti de Odio defenderá las canciones de su segundo disco, ‘Hijos del divorcio’. Entre las mejores de este, como ‘Estrella’ o ’Sálvese quien quiera’, y los temas de su debut, seguro que se le ha quedado un repertorio muy entretenido, con referencias a gente como The Smiths, Queen o Weezer.

PabloPablo
En coincidencia plena con Viva Suecia, el viernes PabloPablo mostrará también en el Escenario ElfBar (como Confeti de Odio) si es el James Blake español o algo diferente. Sin miedo a adentrarse un poquito en el flamenco, a pasar por las sesiones COLORS ni a firmar featurings con su amigo C. Tangana, el artista continúa su trayectoria. Tras el EP del año pasado, esta primavera ha entregado el sencillo ‘Otra vida’.

Kiddy Smile
Ahora que tanto se habla de escena ball y cultura vogue, uno de los primeros que la resucitó, allá por 2016, fue Kiddy Smile. ‘Let a Bitch Know’ fue un himno de tal revival mucho antes de que habláramos de series como ‘Pose’ o realities como ‘Legendary’, y el disco ‘One Trick Pony’ le consolidó. El año pasado publicaba el EP ‘Paris’ Burning, Vol 1’ con colaboraciones como la de Planningtorock.

Secret Show
El viernes se ha programado un “secret show” de un artista cuya identidad no se ha desvelado. El concierto no es el escenario principal Vibra Mahou, sino en el segundo, Mini, por lo que si no nos hacemos un Feijóo y acudimos con las expectativas rebajadas, quizá lo pasaremos muy bien…

Judeline
El sábado 29, después de Xoel López, en coincidencia con Iván Ferreiro y antes de Lori Meyers, el Escenario ElfBar presentará a otra de las revelaciones de los últimos años. Judeline, fichada por Sonido Muchacho, suma ya 2,5 millones de streamings con ese temazo llamado ‘ZAHARA’ que no puede faltar en las listas de lo mejor del año. Además, acaba de colaborar con Tainy y fichar por Interscope.

Yuksek
Mientras Second arrasarán en el Escenario Vibra Mahou con su gira de despedida, el Escenario Ellesse nos traerá a una de las delicatessen electropop francés. Yuksek, ya recomendable en los tiempos de ‘Away from the Sea’ (2009), se mantiene vigente este año con ‘Dance’O’Drome’. Un disco que viaja desde Brasil (‘Santas Almas Benditas’ con Luedji Luna) hasta Italia, con escala en la música disco neoyorquina, el techno de Chicago o el sonido balearic.

La Élite
Inmediatamente después, el sábado a las 3.30, La Élite. Cuando le pones a tu disco un título como ‘Nuevo punk‘, prometes un nuevo estándar. Y La Élite se han acercado muchísimo con su debut. El dúo de Nil Roig y David Burgués lleva un tiempo dándose a conocer con hitazos como ‘Bailando’, ‘Nuit folles’ o ‘Contento de ser feo’, ha sonado hasta en ‘Cardo’, y son muchos los hits contenidos en su primer disco, aparte de los mencionados. Su oposición a tocar en un festival cuyo organizador posaba alegremente con VOX les ha convertido en héroes nacionales.

La Paloma
El domingo 30 de julio a las 21.30, en coincidencia con Deluxe, La Paloma. El grupo ha dado la sorpresa este año colocando su debut ‘Todavía no’ en el puesto 25 de la lista de álbumes española. Había ganas de escuchar su disco después del apetito que abrió el single ‘Bravo Murillo‘, todo un himno dedicado a la calle madrileña con la que comparte nombre, y después de escuchar otros temas tan certeros como ‘Palos’. La Paloma es uno de esos grupos que consigue que su sonido garajero suene fresco.

Lynks
Si el domingo estás dispuesto a perderte un pedacito de Vetusta Morla (23.45) y un pedacito de Cariño (1.00), Lynks ofrecerá una performance queer en el Escenario ElfBar que ya conquistó a los asistentes de Bilbao BBK Live o Primavera Weekender. Curiosamente, por tanto, no será su primera vez en Benidorm, pero sí seguro que otra inolvidable si mantiene actitud, vestuario, canciones con mensaje y, sobre todo, esa energía.

Los Ganglios
El humor y su retrato de la cotidianidad, solo que surrealista, caracterizó a los extremeños afincados en Barcelona Los Ganglios. El grupo decidió disolverse en 2019, pero en 2022 anunció una gira de tan sólo 5 conciertos, que pasará por el Low. Será el momento de mostrar la vigencia de temas como ‘S.A.N.Z.’, ‘El Subiduki’, ‘Lol’ o ‘Al final’. Les toca el domingo a las 23.00 horas, al mismo tiempo que Los Ganglios y el DJ set de Putochinomaricón.

Ángel Carmona se despide de Radio 3 después de 15 años

22

Ángel Carmona deja Radio 3 después de 15 años. El presentador de ‘Hoy empieza todo’ inicia una nueva etapa en Radio Nacional, también conocida como Radio 1, a partir del mes de septiembre.

Carmona ha comunicado la noticia de su marcha de Radio 3 esta mañana. Emocionado, el locutor no ha podido aguantar las lágrimas mientras se despedía del programa que ha presentado cada mañana desde el año 2009 y de la emisora que ha sido su casa durante una década y media.

En su despedida, Carmona ha declarado que presentar ‘Hoy empieza todo’ le ha «cambiado la vida» y la «manera de vestir», ha destacado el «espíritu de constante renovación de la emisora» y ha recordado que el cambio de etapa es menos dramático de lo que parece, pues en realidad pasará a trabajar a la planta de abajo: cambia la 201 por la 101.

Entre quienes se han despedido de Carmona en redes se encuentra su compañera de radio, Virginia Díaz, que ha dicho que Carmona «es grande, esté donde esté», y ha manifestado que «ha sido un placer compartir redacción contigo pero nos queda mucha radio juntas por delante, estoy segura».

Por otro lado, Arturo Paniagua ha recordado los inicios de Carmona: «En 2009 Radio 3 apostó por el carisma, el entusiasmo y la locura transitoria CONSTANTE de Carmona para llevar las mañanas. Entró como elefante en cacharrería con un estilo poco habitual entonces y se ganó el cariño de la gente enseguida. Ganó la música. Ángel no tiene dobleces. Sus botes, gritos y abrazos están ahí siempre. ¿La persona más flipada por la música de la profesión? Evidentemente, porque es imposible igualarle en ilusión. Allá donde vaya seguirá haciendo magia con el micrófono. Porque todo va de eso: De emoción».

Varios artistas ha agradecido a Carmona su labor durante los últimos años. Niño de Elche ha dicho que «nunca cabrá mi gratitud hacia ti por tanto, tanto, tanto… Cuánta generosidad querido, cuánto amor por la música». Rozalén ha expresado «¿cómo se te puede AMAR tanto?». Rufus T. Firefly han declarado que «hoy empieza todo». Airbag les han dado las gracias por «poner tanta pasión e ilusión, y hacer una radio diferente y única», y Niños Mutantes «por la compañía tantos años, muchos buenos ratos que no tienen precio». Cala Vento, Anni B. Sweet, El petit de cal Eril, Hidrogenesse o Vermú también han expresado su cariño al locutor o han agradecido su labor.

JENESAISPOP ha tenido oportunidad de visitar ‘Hoy empieza todo’ varia veces para hablar del libro ‘Un viaje por… 200 discos clave del siglo XXI‘. Solo queda dar las gracias a Carmona por alegrarnos tantas mañanas durante 15 años con su ilusión por la música.

Gaspar Noé, Harmony Korine… en la peli de Travis Scott

13

Travis Scott ha anunciado oficialmente -después de rumores- que su nuevo disco, ‘UTOPIA’, saldrá este viernes 28 de julio. El disco se anunció hace dos años. En Instagram, Travis ha compartido diferentes portadas alternativas con las que contará ‘UTOPIA’, ninguna de las cuales es la definitiva, que se revelará el jueves.

El tracklist oficial de ‘UTOPIA’ sigue siendo un secreto, por lo que se desconoce si ‘KPOP‘, el nuevo single de Travis con The Weeknd y Bad Bunny, formará parte de él.

El nuevo proyecto musical de Travis no se quedará en el lanzamiento de un álbum, sino que vendrá acompañado de una película, llamada ‘CIRCUS MAXIMUS’, que se estrenará el día antes, el 27 de julio, en varios cines norteamericanos. Gaspar Noé, Nicolas Winding-Refn, Harmony Korine, Valdimar Jóhannsson y Kahlil Joseph han participado en la producción de la cinta.

‘CIRCUS MAXIMUS’ ha llevado a Travis «alrededor del mundo», también a España, en concreto, a Tarragona, donde el rapero fue visto hace unas semanas rodando una misteriosa película y también pintando un grafiti en una pared con la palabra «UTOPIA». En dicha película se espera que aparezca una colla castellera.

La aventura global de Travis empezará justamente el día 28 de julio en Egipto: el rapero presentará ‘UTOPIA’ delante de las pirámides de Gaza.

Hinds se divide: 2 de sus integrantes dejan el grupo

20

Hinds se divide después de 9 años juntas. Ade, bajista, y Amber, batería, dejaron la banda en diciembre de 2022, según han contado en un comunicado en Instagram. Carlotta Cossials y Ana Perrote se disculpaban por «no haber sido capaces de contarlo hasta ahora» pero escribían que, si los fans están «in», ellas seguirán haciendo música bajo el nombre de Hinds.

Aun así, la noticia no llega de sorpresa. Ya eran muchos los meses en los que Ade y Amber no aparecían en los conciertos de Hinds. Ni siquiera en el show de Coldplay en Barcelona, del que el grupo fue telonero. Tampoco fueron al podcast de la Pija y la Quinqui. Y con un nuevo álbum en camino, las dos ex-interantes se «despedían» tras haberlo «pensado mucho», pero creyendo que «ya no tiene sentido para ellas continuar en la banda».

Ade y Amber terminaban anunciando: «Los últimos 9 años, tocando y compartiendo con vosotres nuestras canciones y experiencias por todo el mundo, hacen que esta sea la decisión más difícil de nuestras vidas. Al mismo tiempo tenemos muchas ganas de compartir nuevas experiencias y proyectos». Si ha habido malos rollos entre ellas, Ana y Carlotta, no lo han mostrado: «Gracias a Ana y CC, por todos los kms, escenarios, habitaciones, furgonetas y cepillos de dientes que hemos compartido». De todas formas, parece que Hinds no termina aquí.

Blur / The Ballad of Darren

En 1995 el Brit Pop estaba en la cresta de la ola. Dominaba el mundo, o como mínimo Europa. Hasta un extremo realmente radical: Los 40 Principales radiaba aquellos hits de pop-rock. El fenómeno murió, pero no las canciones, y el público continúa escuchando hasta la extenuación cosas como ‘Wonderwall’, ‘Bitter Sweet Symphony’ o ‘Song 2’. Blur siguen vivos aunque sea dando conciertos de vez cuando y publicando un disco por década. Desde hace tiempo hemos asumido que Damon Albarn es un talento particular y versátil, válido para liderar proyectos como Gorillaz, sacar álbumes en solitario, escribir bandas sonoras, empaparse de sonidos africanos y mucho más que todo esto.

A pesar de lo que una persona puede cambiar en 8 o 12 años -así que imaginad cuatro-, Blur logran mantener su identidad en su 9º álbum, ‘The Ballad of Darren’. Y mira que composiciones como ‘The Universal’, ‘Country House’, ‘Tender’, ‘Parklife’ y ‘No Distance Left to Run’ tenían poco en común.

En esta ocasión, sabemos que estamos ante un disco de Blur por su mirada a su propio pasado, por su sentido del humor al retratar la sociedad (dicen, por ejemplo, que ‘Russian Strings’ va sobre Putin) y también por la buena ejecución que da la experiencia. ¿No es una genialidad que un grupo llenaestadios y capaz de liderar un festival como Primavera Sound en un año como 2023, vuelva con un single llamado ‘The Narcissist’.

Versando sobre adicciones y sobre la resistencia, ‘The Narcissist’ es una canción muy bien construida, una que podría permanecer en el repertorio de Blur dentro de 10 o 20 años, en tanto que constituye un himno sobre sí mismos, y sobre su propia resiliencia. «Seré la luz que brille en tus ojos / y probablemente tú me devolverás ese brillo / Pero no me caeré esta vez. Con Dios, haré caso de las señales», dicen, como dirigiéndose a alguien querido. De manera chanante, el Darren del título del álbum no es otro que el ex guardaespaldas de la banda, que después ha acompañado a Damon en su carrera aparte. El hombre que ha velado por la seguridad del grupo. Solo «Dios» sabe las historias que puede haber por ahí detrás.

El otro single principal del álbum, ‘St Charles Square‘, es uno de los pocos momentos rockeros de ‘The Ballad of Draren’, jugando con las guitarras glam, gritos y virguerías de post-producción, obra de Graham Coxon y el co-productor del álbum, James Ford, todo un profesional detrás de decenas de álbumes de éxito. La ejecución también es exquisita en el juego entre cajas de ritmo y punteos indie pop en ‘Barbaric’, una canción sobre invencibilidad («he perdido la sensación que tenía de que nunca perdería») que suena deliberadamente «loser», no victoriosa. Es como si Blur estuvieran contemplando su vida, abrazando también sus derrotas.

El disco fue escrito por Damon Albarn, en parte, en un hotel de Montreal, frente a un mural dedicado a Leonard Cohen. Abiertamente se han inspirado en el artista algunos de los momentos más tranquilos de este disco, y de hecho encontramos un breve tema, conformado tan sólo por una estrofa, un estribillo y un desenlace tipo Radiohead, llamado ‘The Everglades (For Leonard)’. La voz de Albarn es muy adecuada para este registro, él podría ser todo lo crooner que deseara, pero es verdad que esa parte del álbum suena mucho menos agraciada en este caso.

Hace poco recuperé el vinilo de ‘The Magic Whip‘, el disco de 2015 de la banda, y me sorprendió gratamente lo que encontré en él. No sé si influyó el susto de verme retratado en la contraportada (incluye un espejo), pero volvieron a sorprenderme gracietas como ‘Ong Ong’ y temas más tranquilos como ‘There Are Too Many of Us’.

En el nuevo, tras ‘The Narcissist’, hay que elogiar la contraposición entre power ballad ochentera y guitarras de ‘Goodbye Albert’, pero las últimas baladas del disco no presentan el carisma de ‘The Ballad’, el corte inicial, una recuperación de un tema que apareció en el EP de Damon llamado ‘Democrazy’ en el año 2003, y que ahora ya no dura 1 minuto. Casi que agradecemos que ‘The Ballad of Darren’ se haya completado en las últimas horas con dos pistas más, una de las cuales es la enérgica ‘The Rabbi’. Su estribillo «estaba perdido, y tú me salvaste» habría merecido más foco. Estábamos ante el disco más breve de Blur, de hecho continuamos estándolo, y corríamos el riesgo de olvidarlo demasiado pronto.

Rosalía y Rauw Alejandro habrían roto su relación tras 3 años

64

Rosalía y Rauw Alejandro han roto su relación después de 3 años juntos, según ha informado People. La pareja, que estaba prometida desde marzo de este mismo año, parece que ha decidido «separarse». La revista americana ha indicado que las fuentes que han confirmado esta noticia aseguran que «los artistas se tienen mucho amor el uno por el otro, pero que han decidido acabar con su compromiso».

Justamente hace 3 días acababa el ‘Motomami’ tour y Rosalía se despedía ayer de esta gira en un post de Instagram en el que agradecía muchas cosas, pero no mencionaba a Rauw. «Mi agradecimiento a Dios, a mi familia, a mi equipo y a todos los que me apoyáis es de por vida», escribía. Saltaban las alarmas en redes sociales, pero había quienes decían que el cantante de ‘LOKERA’ estaba incluido en el apartado de «familia». Había también, quien decía que estaban jugando al despiste, no mostrándose juntos para anunciar que se habían casado ya, en secreto.

Pues parece que no era ni una cosa ni la otra: los rumores estaban bien encaminados. Siempre nos quedará ‘RR’, el EP que es una recopilación del amor entre Rosalía y Rauw Alejandro y con el que anunciaron ese compromiso. Y al que seguro podremos volver y aferrarnos cuando queramos dejar de creer en el amor.

‘Love Like This’ es el correcto regreso de Zayn

14

Zayn ha vuelto estos días con nuevo single. ‘Love Like This’ es el primer adelanto de su próximo trabajo discográfico, que -esperamos- funcione mejor que el último, de premonitorio título, llamado ‘Nobody is Listening‘, publicado en 2021.

‘Love Like This’ une a Zayn con el equipo de productores Monsters & Strangerz, productores de éxitos como ‘Ghost‘ de Justin Bieber o ‘Prisoner‘ de Miley Cyrus y Dua Lipa, vinculado también a artistas como Nick Jonas, Katy Perry, Maroon 5, largo etcétera. Co-produce Jon Bellion, socio de Halsey, Camila Cabello, Selena Gomez, Jonas Brothers y muchos otros.

Zayn no está mal acompañado, y tampoco ofrece en ‘Love Like This’ el típico producto pop de radiofórmula, la típica balada: ‘Love Like This’ se apoya en una interesante base rítmica inspirada en el drum n’ bass y la composición melódica construye e interrumpe el clímax a su antojo.

Tampoco es ‘Love Like This’ la típica canción de Zayn, al que solemos asociar con producciones algo más sombrías y melancólicas. Se nota que Zayn ha vuelto a creer en el amor, la melodía de ‘Love Like This’ lo demuestra resultando bastante apasionada y edificante, y la letra es pura devoción: «preferiría estar muerto antes que vivir una vida sin ti» es una de sus frases más sonoras.

‘Love Like This’ es un buen tema de pop, un digno regreso de Zayn que intenta algo más o menos diferente y no falla en el intento. Quizá le falta ser un single más rotundo, pues su paso por las listas diarias de Spotify no está siendo espectacular. Melódicamente está bien y, vocalmente, Zayn sigue en plena forma (su falsete es de los mejores del pop masculino actual), pero no parece que el éxito de ‘Pillowtalk’ vuelva a estar al alcance… ¿Será un «grower» y callará bocas?

Rita Ora y Maikel Delacalle, únicas entradas en Discos España

2

La lista de álbumes española sigue coronada por Quevedo, seguido en segundo lugar por Karol G y en tercero por Bad Bunny. Completan el top 5 Tainy y Harry Styles y en el resto del top 10 resisten, en este orden, Taylor Swift, Rauw Alejandro, Feid, Duki (que sube del 12 al 9) y Morad.

La lista deja apenas dos rácanas entradas inéditas esta semana. Por un lado, Maikel Delacalle coloca su nuevo disco, ‘Códigos’, en el número 53. En una reciente entrevista, Delacalle nos ha hablado de este disco y del «boom» de la música canaria, entre otros temas.

Por otro lado, Rita Ora protagoniza la segunda y última entrada de la semana en lista con ‘You & I’, que irrumpe en el número 73. En Reino Unido, ‘You & I’ ha entrado en el 6, mejorando el dato de ‘Phoenix‘ en 2017 (11), pero no el de ‘Ora‘ en 2012, que llegó al número 1. En España, ‘You & I’ deja peor dato que ‘Phoenix’, que alcanzó el 69. ‘Ora’ nunca entró en lista. Con Rita también hemos tenido oportunidad de charlar hace poco acerca de este nuevo trabajo.

La mayoría de entradas en lista esta semana son re-entradas. Vuelve a lista ‘DAWN fm‘ de The Weeknd a raíz de su reciente concierto en Madrid, que ha dejado un sabor de boca agridulce. Entra en el 39, por encima de los discos de Maikel Delacalle y Rita Ora. Otro regreso a lista es el de ‘Memento Mori‘ de Depeche Mode, probablemente motivado por el anuncio de los conciertos que Depeche darán en España en 2024.

El resto de discos que re-entran en lista son ‘SOS‘ de SZA, en el 95; ‘¿A dónde vamos?’ de Morat, en el 96; ‘JOSE‘ de J Balvin, en el 98, y ‘Tirititando’ de Fernandocosta, en el 99. En vinilos, la entrada más importante es la de ‘Indigo – Book Edition’ de RM, directo al 5.

La superbanda de The Cure y Siouxsie anuncia disco con estrellas

3

Lol Tolhurst, batería de The Cure, Budgie; batería de Siouxsie and the Banshees, y Jacknife Lee, productor conocido por su trabajo con U2, R.E.M., The Killers o The Cars, han anunciado un disco conjunto, resultado del proyecto que se anunció en 2020.

El supergrupo iba a llamarse inicialmente LXB, en alusión a Lol y Budgie, pero Jacknife Lee ha acabado ejerciendo un papel igual de importante que el de los baterías, así que el grupo ha pasado a llamarse simplemente con el nombre de sus integrantes, Lol Tolhurst x Budgie x Jacknife Lee, LBJ en adelante.

No son los únicos nombres interesantes del proyecto. ‘Los Angeles’, el disco que LBJ publican el 3 de noviembre, está plagado de estrellas. Está The Edge de US, está Bobby Gillespie de Primal Scream, está Isaac Brock de Modest Mouse, está Mark Bowen de IDLES, está Arrow de Wilde de Starcrawler. Y está James Murphy de LCD Soundsystem, que canta en el single que se ha dado a conocer, el que titula el disco.

‘Los Angeles’ propone un sonido eminentemente tribal y, con una presencia tan marcada de baterías y xilófonos, es evidente que las percusiones toman el protagonismo en la grabación. Aún así, el tema conserva un estilo crudo y esquelético que invoca el post-punk de épocas pasadas y que parece una actualización del sonido de los primeros The Cure. ¿O es echarle demasiada imaginación? Desde luego, James Murphy parece ponerle esmero en cantar como Robert Smith.

1. “This Is What It Is (To Be Free)” (with Bobby Gillespie)
2. “Los Angeles” (with James Murphy)
3. “Uh Oh” (with Arrow de Wilde and Mark Bowen)
4. “Ghosted At Home” (with Bobby Gillespie)
5. “Train With No Station” (with The Edge)
6. “Bodies” (with Lonnie Holley and Mary Lattimore)
7. “Everything And Nothing”
8. “Travel Channel” (with Pan Amsterdam)
9. “Country Of The Blind” (with Bobby Gillespie)
10. “The Past (Being Eaten)”
11. “We Got To Move” (with Isaac Brock)
12. “Noche Oscura” (with The Edge)
13. “Skins” (with James Murphy)

Cedric Gervais se atribuye parte del éxito de Lana Del Rey

16

‘Summertime Sadness’ sigue siendo el mayor éxito comercial de Lana Del Rey. En Estados Unidos y Reino Unido fue especialmente exitoso el remix de Cedric Gervais, que llegó al número 4 de Reino Unido y al número 6 de Estados Unidos. El remix de ‘Summertime Sadness’ contó incluso con videoclip oficial y valió a Cedric un premio Grammy. Para Lana supuso el hit más importante de su carrera en la radio.

Durante años, el remix de ‘Summertime Sadness’ de Cedric, en la clave de EDM machacón de la época (2012-2013), fue la canción más reproducida de Lana en Spotify, hasta que ‘Young and Beautiful‘ superó sus escuchas en 2019. En 2023, la versión original de ‘Summertime Sadness’ supera holgadamente las reproducciones del remix: el público ha hablado.

Ahora, Cedric Gervais ha vuelto a hablar de su exitoso remix en el podcast Money Buys Happiness, aunque para atribuirse parte del éxito de Lana Del Rey. El titular de la entrevista, con bastante poco gusto, afirma que Cedric es el «hombre que hizo famosa a Lana Del Rey».

En la charla, Cedric recuerda que su colaboración con Lana surgió después de que el productor trabajara con Madonna en su disco ‘MDNA‘ (2012). Inicialmente, el remix de ‘Summertime Sadness’ se editó en el sello independiente Spinning Records, y Cedric cuenta que la multinacional Interscope se negó a publicarlo porque ya había sido un single de ‘Born to Die‘ en su versión original el año anterior. Cedric insistió, les enseñó un vídeo en el que pinchaba la canción frente a «95.000 personas» que coreaban el estribillo al unísono, el sello asintió y el remix explotó comercialmente, vendiendo «8,5 millones de singles».

Cedric está convencido de que el enorme éxito del remix de ‘Summertime Sadness’ es responsable de que la carrera de Lana Del Rey despegara, al menos, en Estados Unidos: «Lana no estaba agotando sus conciertos en Estados Unidos», explica en el podcast. Después de esa canción, estaba agotando en todos los recintos en los que tocaba en el país. En su vida Lana había tenido un hit en la radio, es es el único que ha tenido». Cedric apunta que el remix de ‘Summertime Sadness’ también es el único hit «top 40» en Estados Unidos que él ha logrado, frente a los «20 de (mi) amigo David Guetta, o los de Calvin Harris».

No obstante, Cedric asegura que Lana no es el tipo de artista que busque éxitos que suenen en radio. Después del éxito del remix de ‘Summertime Sadness’, Cedric produjo uno para ‘Young and Beautiful’, pero el francés recuerda que Lana impidió que tal remezcla fuera publicada de manera global, llegando únicamente a ser lanzada en Australia y Nueva Zelanda: «Allí el remix de ‘Young and Beautiful’ fue cuádruple platino», rememora. «Iba a ser igual de grande que «Summertime», pero Lana bloqueó todo, no quería ese éxito».

Las palabras de Cedric han puesto en pie de guerra a los fans de Lana en Twitter, que recuerdan que Cedric es conocido únicamente por ese remix, mientras que las canciones icónicas -y de streamings multimillonarios- de Lana son muchas: en su top 10 de Spotify, el remix de ‘Summertime Sadness’ ni siquiera aparece. En cualquier caso, Lana es últimamente más una artista de álbumes que de singles, aunque no ha dejado de lograr algún pequeño hit como ‘Say Yes to Heaven‘, eso sí, sin lograr hacer «crossover» como aquel remix que creíamos olvidado.

‘Sin gato (MIAU!)’ es el hit veraniego de Rels B

1

Rels B, uno de los artistas españoles más internacionales desde hace rato, capaz de tocar frente a 65.000 personas en México, capaz de colocar uno de sus singles entre los más escuchados a nivel global, tiene novedades musicales. El mallorquín acaba de publicar nuevo disco, ‘AfroLOVA ’23’, ya el octavo de su carrera.

La predicción que nos dio Rels B en 2018, según la cual seguiría en la industria musical «un par de añitos más», evidentemente no se han cumplido. Y qué fortuna, porque ‘AfroLOVA ’23’ es otro disco de Daniel Heredia que vale la pena, ahora pegado al afrobeat de moda aunque él ya practicaba este estilo hace años.

Son varios los sabores que encontramos en ‘AfroLOVA ’23’: ‘Un rodeoooo’ trae ecos de bachata (o de rumbachata, que diría C. Tangana), ‘Solita y SueltAAA’ invoca al mejor Drake y ‘»Un tiempo» jajajajja’ (sic), con matices de reggae, se apunta el tanto de incluir colaboración con el nigeriano Tempoe, artista invitado en el macrohit de afrobeat ‘Soweto’.

Pero puede que el mejor corte de ‘AfroLOVA ’23’ sea, sin ir más lejos, el más popular. Con 23 millones de streamings, ‘Sin Gato (MIAU!)’ es el mayor éxito reciente de Rels B y no hay que ser un lince para entender por qué: en el contexto de éxito global del afrobeat, en el que los geniales estribillos de ‘Calm Down’ y ‘Dumebi’ de Rema o ‘Essence’ de Wizkid, entre otros, conforman otro «nuevo pop», ‘Sin Gato (MIAU!)’ se hace su hueco cómodamente.

En medio de sonidos y ritmos tan veraniegos como toca a estas alturas de año, Rels B se marca un estribillo de esos que se pegan cual lapa: «Ya me han conta’o que por ahí / tú vas diciendo que no tienes gato / Uoh-oh, uoh-oh, yeah / Uoh-oh, uoh-oh» es su infalible gancho. La letra es puro camelo hacia una «mami chula» que lleva «uñas nuevas» y que va «solita» por la calle. Parece que ha dejado a su novio y con razón, pues «era un básico», canta Rels B. Él sabe cómo convertirse en su «gato».

Os recordamos que Rels B cerrará 2023 con dos grandes conciertos en España: el 10 de noviembre actuará en el Palau Sant Jordi y el 12 de noviembre en el WiZink Madrid de Madrid.


5 razones por las que ‘Misión imposible’ sigue siendo el mejor espectáculo cinematográfico del verano

44

‘Misión imposible’ no decepciona. Tras casi treinta años y siete películas (ocho si contamos la segunda parte de la última), la saga no se ha autodestruido “en cinco segundos”. Sigue siendo un ejemplo del mejor cine espectáculo. Las primeras tenían mucha más personalidad autoral: Brian De Palma, John Woo, J.J. Abrams. Pero también más altibajos. Las cuatro siguientes son indistinguibles, su gramática es invisible e intercambiable. Pero también son de una eficacia excepcional.

¿Por qué ‘Misión imposible: Sentencia mortal – Parte 1’ es el mejor blockbuster veraniego?

1. Funciona como una bomba de relojería imposible de desactivar. ¿Cómo es posible que una película tan calculada, tan medida, tan vista incluso, resulte tan divertida, entretenida y sorprendente? ‘Misión imposible: Sentencia mortal – Parte 1’ es un ejemplo de cómo la repetición, si se hace bien, no resulta repetitiva. Cómo sobre una base narrativa sólida y fuertemente codificada se puede ser igual de inventivo que reformulando, deconstruyendo o dinamitando viejos esquemas. Son 163 minutos que vuelan como Tom Cruise haciendo speed flying.

2. Las secuencias de acción son impresionantes. Hay cinco grandes escenas. Y cada una es diferente. La primera, en el desierto, es casi cine bélico. La segunda, en un aeropuerto, cine de espías clásico. La tercera, en Roma, es puro slapstick. La cuarta, en Venecia, cine negro. Y la última, la más larga y espectacular, situada en el Orient Express, una obra maestra del thriller de acción. Planificadas con esmero, narradas con claridad y sentido del ritmo, protagonizadas por el propio Cruise (61 años, ojo) y con la suficiente profundidad dramática para que nos importe lo que está ocurriendo.

3. El villano es una maravilla. No lo voy a desvelar porque no aparece en el tráiler. Solo decir que es un acierto, una brillante decisión de guion. Por una parte, resulta aterrador y muy de actualidad: “La verdad está desapareciendo”, dicen en un momento. Por otra, amplía mucho las posibilidades dramáticas de la historia.

4. El guion no parece escrito por Inteligencia Artificial. Hay un eficaz macguffin (una llave), un buen desarrollo de personajes, cierta profundidad psicológica, un estimulante discurso sociopolítico, comicidad, giros, engaños y suficientes conflictos dramáticos para que esto no se vuelva una sucesión de carreras, peleas y frases tópicas. Ah, lo que no hay es nostalgia facilona para cuarentones que echan de menos las películas que veían de pequeños (o sea, su juventud). El guion es del propio director, Christopher McQuarrie. Autor, recordemos, del oscarizado libreto de ‘Sospechosos habituales’ (1995).

5. No es una simple primera parte. A pesar del “to be continued”, ‘Misión imposible: Sentencia mortal – Parte 1’ funciona como un filme independiente. En ningún momento, salvo por los lógicos flecos sueltos argumentales, parece que hayas visto solo media película. El verano que viene está previsto el estreno de la segunda. ¿Será el fin de la saga tal y como la conocemos o aguantará el físico de Cruise? Según ha declarado en The Sydney Morning Herald: “Espero seguir haciendo películas de ‘Misión Imposible’ hasta que tenga su edad [en referencia a los 80 años de Harrison Ford]”. Vamos, que queda Ethan Hawke para rato.

El Ayto de Elche (PP y Vox) niega haber cancelado un concierto de Smoking Souls

40

El grupo valenciano Smoking Souls ha denunciado que el Ayuntamiento de Elche, gobernado por la alianza de PP y Vox después de las últimas elecciones autonómicas, ha cancelado un concierto que el grupo tenía programado el día 9 de agosto, en el «festival Palmeral Fest de Elche». Smoking Souls ha expresado su «tristeza» y «rabia» por la anulación del evento.

El apoyo a Smoking Souls por parte de sus compañeros de profesión no se ha hecho esperar. Xavi Sarrià, integrante de la extinta banda Obrint Pas, ha manifestado que «como en los años más oscuros, quieren acabar con nuestra música, pero, como siempre, nos tendrán de cara». Por su parte, el cantautor Cesk Freixas ha expresado su «solidaridad» con Smoking Souls y ha hablado «contra la censura, el odio y la involución», porque «la cultura y la música no pararán de crear y buscar nuevos caminos».

Sin embargo, el Ayuntamiento de Elche ha negado la acusación de Smoking Souls: «El Ayuntamiento de Elche desmiente categóricamente que se haya anulado ningún concierto de ningún grupo de música. No existe ningún festival Palmeral Fest programado. Invitamos al grupo Smoking Souls a que haga público el contrato con el Ayuntamiento de Elche. El Ayuntamiento de Elche entiende que pudiendo lesionar la ímagen de ésta entidad local, se manifiesta que en el caso que se mantuviera su difusión podrán tomarse acciones legales contra el autor, y aquellos que contribuyan a su redifusión».

El mánager de Smoking Souls ha declarado al diario valenciano Información que el concierto de Smoking Souls en Palmeral Fest se cerró «poco antes de las elecciones municipales del pasado 28 de mayo», antes de que PP y Vox sustituyeran a PSOE y Compromís en el Ayuntamiento. Según el representante de Smoking Souls, el cuarteto alicantino ha «dado por entendido» que el Ayuntamiento actual ha cancelado el concierto porque este no aparece en el programa de las Fiestas de Agosto y no ha recibido llamada alguna por parte de la administración.

Un concierto de Smoking Souls programado en el «festival Palmeral Fest de Elche» aparece nombrado en la agenda de la banda alicantina. El festival Palmeral Fest existe y celebró su primera edición en 2022, pero no en Elche, sino en Orihuela. No existe ninguna programación asociada a Palmeral Fest en 2023 en la que figuren más artistas confirmados aparte de Smoking Souls.

Smoking Souls, grupo que canta en valenciano, lleva 10 años de carrera a sus espaldas y cinco discos publicados. Actualmente se encuentra realizando los últimos conciertos de su gira antes de tomarse un descanso en 2024.

Quevedo y Myke Towers mantienen el podio en singles España

3

La semana pasada Quevedo entraba directamente al top 1 en la lista de singles España con ‘Columbia’. Así, le quitaba el puesto a Myke Towers y su ‘LALA’, que tan viral ha sido este último mes. Esta semana ambos mantienen sus posiciones en el podio: Quevedo número 1 y Myke Towers 2ª posición.

Aunque es un poco bajo, Karol G logra el puesto 24 con ‘S91’. Un tema de reggaetón en el que la artista defendía su fe y su éxito en la industria musical. En el número 49 entran Duki y Khea con ‘Remember Me’, canción que ha producido Bizarrap. Pasando el ecuador del ranking están el artista de BTS, Jung Kook, y Latto con ‘Seven’ en el número 61. Un single que en realidad no es mucho más explícito que otros de la rapera, pero en esta ocasión hay versión «clean», por si acaso.

En la 63º lugar entra ‘Un Rodeoooo’ de Rels B, que forma parte de su último álbum ‘AfroLOVA’23’. A pesar de las polémicas, JC Reyes sigue en las listas de éxitos. Esta vez lo hace de la mano de Pedro Calderon en ‘PIRIBIRI’ y llegan al top 74. Las últimas entradas son de Abraham Mateo con ‘Maníaca’ en el número 90 y Eladio Carrión y Brytiago con ‘3 AM’ en la 100ª posición. Esta canción sorprende verla en la lista, es un tema que se estrenó en 2020.

A Drake no le gusta que le tiren vapes al escenario

8

Cuando parecía que la moda de lanzar objetos a tu artista favorito se había pasado, Drake ha sido la nueva víctima de esta práctica. Aun así, nada ha llegado a ser tan surrealista como el lanzamiento de las cenizas de una persona muerta a P!nk o el regalo de un juguete sexual al Lil Nas X. Durante su concierto en Brooklyn, alguien en el escenario le lanzó un vape a Drake, a lo que él respondió con un «deberías hacer una revaluación de tu vida».

El artista, visiblemente molesto, pero con cara de vacile preguntó varias veces quién había tirado el vape. A continuación dijo: «Lo llevas claro si piensas que voy a cogerlo y me voy a poner a vapear contigo en el puto Barclays Center. Ya te vale, lanzarme este puto vape de menta limón, pensando que voy a vapear contigo». Este lanzamiento le debió molestar más que el de hace unos días: una chica le tiraba un sujetador que, al parecer, era bastante grande. «¿Talla 95 G? Encontrad a esta chica inmediatamente», rezaba Drake.

El artista ha estrenado hace unos días un freestyle con Central Cee en ‘On The Radar Radio’. Aunque no es la primera vez que colaboran, el formato sí que es nuevo. Y en esta ocasión permite a ambos artistas a tirar sus barras más ingeniosas en un beat que suena al drill de Central Cee.

Barbie The Album

El estreno de ‘Barbie’ está siendo el fenómeno del verano, incluso superando expectativas. Una recaudación de 300 millones de dólares doblando en tan solo un fin de semana su presupuesto total; cines atestados a todas horas como hacía tiempo que no se veía; gente vestida con complementos rosas merodeando las salas… Hasta la vicepresidenta del gobierno de España decidió ir a ver la película durante la jornada de reflexión de unas elecciones generales, convirtiendo en mensaje político el discurso de igualdad que contiene la cinta. Una cinta que no sería lo mismo sin su banda sonora, pues la música es imprescindible en ‘Barbie’, al mismo tiempo que algunas de sus piezas son totalmente comprensibles fuera del guión.

En ‘Barbie The Album’ la música es fundamental desde el primer segundo. Si la muñeca es uno de los mayores artefactos pop de la historia, su banda sonora tenía que asociarse al mundo del pop a lo grande, y los nombres que aparecen en las 17 pistas no se andan con chiquitas. Lizzo se queda el tema de apertura y presentación (‘Pink’, una forma de vida más que un color), Dua Lipa el que va a ser definitivamente el macrohit del proyecto, por mucho que ‘Dance the Night’ no sea más que la innecesaria segunda parte de ‘Levitating’; y después aparecen en el elenco del disco valores como Billie Eilish, Charli XCX, Tame Impala, Pink Pantheress y un inabarcable etcétera. Una fantasía.

Si ‘Dance the Night’ se crece dentro del metraje por su buena integración, como comentaba nuestro crítico de cine Fernando García, hay que hablar también de la genialidad que supone poner a Ice Spice y a Nicki Minaj rapear sobre ‘Barbie Girl’ de Aqua. El tema de los daneses llegó a ser denunciado por Mattel en su momento por violar «copyrights» y haber convertido su muñeca en un «objeto sexual», pero aquello terminó en nada y fue icónico igual, así que pelillos a la mar. Por su parte, Nicki… siempre quiso ser una muñeca.

En el entorno festivo o divertido de la cinta también queda muy bien ’Speed Drive’ de Charli XCX y funciona OK el tema de esos expertos en viajes llamados Tame Impala, de transición entre Barbieland y el mundo real, pese a que sobre el papel su producción sabía a poco. Alguna versión de ‘Journey to the Real World’ debería durar más de 1 minuto y 27 segundos. A su lado, el glam de Ryan Gosling con ‘I’m Just Ken’ se hace bastante larguito.

La gran ganadora de todo esto vuelve a ser Billie Eilish, que ya saliera airosa de su aportación a James Bond, y aquí ha entendido perfectamente lo que había que contar: la crisis existencial de Barbie, su miedo a la muerte, en la preciosa ‘What Was I Made For?’. Un nuevo Oscar podría ser suyo por esta delicada pieza con la marca de la casa. Nadie mejor que ella para interpretar el gran momento emotivo de la cinta.

Entre los temas que ganan sentido viendo la película, destaca ‘WATATI’ de Karol G con Aldo Ranks. En la banda sonora no encaja tanto de repente un corte latino, pero en el guión sirve para introducirnos por primera vez en “el mundo real”, con cierta sorna. En el mundo de plástico de Barbieland suena pop rosa manufacturado. En el mundo real, perreamos.

Con menos protagonismo en esta historia, pero más o menos eficiencia destacamos ‘Angel’ de Pinkpantheress, que sorprende en un registro más folk, o incluso celta, el pop infalible de Ava Max, el simpático tema de Dominic Fike o el cierre del disco con ‘Barbie Dreams’ de FIFTY FIFTY, que suena como una actualización de algún hit de Janet Jackson. Un poco fuera de onda por aquí, pero una canción excelente, es ‘Home’ de HAIM, una producción flotante que al final se eleva, y que justifica su presencia por su connotación feminista: “Crees que lo sabes todo sobre mí, pero yo me conozco mejor / No soy la chica que espera solo para que la pisoteen”.

Con canciones mejores y peores (Sam Smith y The Kid LAROI no se han comido mucho la cabeza), ‘Barbie The Album’ no es solo un bonito complemento rosa, sino un buen disco sobre el que la gente está volviendo tras degustar la película, y al que muchos ya se habían aproximado incluso sin haberla visto. Un producto tan pensado que incluso las viejas canciones que se han incorporado en el metraje pero no aparecen en el disco (Cyndi Lauper, Spice Girls, Matchbox 20) tienen su mensajito.

Johnny Depp no actuó con su banda en Budapest: estaba inconsciente en el hotel

8

El 18 de julio Johnny Depp tenía un concierto programado con su banda Hollywood Vampires en Budapest. Pero a pocos minutos de empezar, el show se canceló por «circunstancias inesperadas», comunicó la banda. La Vanguardia ha informado de que según el periódico húngaro Blikk, esas circunstancias fueron que se encontró a Johnny Depp inconsciente en su hotel.

Y es que Hollywood Vampires, banda a la que también pertenece Alice Cooper, estaba lista para salir al escenario cuando se informó de que no se iba a realizar el concierto. De hecho, el incidente ocurrió cuando muchos de los asistentes ya se encontraban dentro del recinto del Papp László Budapest Sport Arena. Los fans pensaron que la repentina cancelación era por una fractura de tobillo que el actor había sufrido hace algunas semanas.

Sin embargo, según el medio húngaro, el incidente fue mucho más grave que esa lesión y un equipo médico se tuvo que desplazar de urgencia hasta el hotel para atender al actor. Varios días después, la banda también canceló un concierto en Eslovaquia, aunque en el comunicado mencionaban que «no tenía nada que ver con el show en Budapest» y que todos los miembros de la banda «estaban seguros y sanos». Los días 22 y 23 de julio, Hollywood Vampires tocaron en Polonia y Alemania y se ha podido ver a Depp actuando con normalidad.