Inicio Blog Página 259

Sia vuelve a hacer la misma canción, 7 años después

45

Sia vuelve. ‘Gimme Love’, su nuevo single, anunciado hace unos días, ya está disponible. ‘Gimme Love’ es la típica balada bombástica que asociamos a Sia desde los tiempos de ‘Chandelier’. Casi no parece que han pasado siete años desde que la australiana lanzara su último álbum de estudio propiamente dicho, ‘This is Acting’ (2016). ‘Gimme Love’ es perfectamente intercambiable con muchos de los temas contenidos en ese disco o en ‘1000 Forms of Fear‘ (2014).

‘Gimme Love’ es una súplica de Sia por amor, en la que ruega a la persona amada que «baile» con ella y que «luche» por ella porque «eso es lo que necesito».

Por supuesto, ‘Gimme Love’ no es el primer single de Sia en casi una década. En 2021 llegó la banda sonora de ‘Music’, la película de Sia que narraba la vida de una niña autista. Por ser un proyecto paralelo o ajeno a su discografía principal, podía excusarse la falta de inspiración más o menos… pero ‘Gimme Love’ ejerce de primer adelanto del nuevo disco de Sia, sin abrir realmente ninguna nueva puerta musical. Ni las melodías ni el kit de percusiones se han renovado en absoluto.

Curiosamente, Sia está de acuerdo con que ‘Gimme Love’ no es una de sus composiciones más inspiradas. En una entrevista con Zane Lowe, la australiana ha dicho que escribió ‘Gimme Love’ durante la pandemia con Labrinth y Jessie Shatkin, y recuerda: «Nos salieron tres canciones en esas sesiones y no les di demasiada importancia… Me pareció que eran holgazanas». De ‘Gimme Love’ añade: «No pensé que estaría en el disco, pero mi mánager me dijo, «no, este es el primer single». Sia «promete» que «habrá mejores canciones en el disco». Serán 14 pistas, una de las cuales será «secreta».

Efectivamente, Sia ha aprovechado el estreno de ‘Gimme Love’ para anunciar oficialmente la salida de su nuevo disco, ‘Reasonable Woman’, cuyo título se conoce desde 2020. ‘Reasonable Woman’, cuya portada podéis ver sobre estas líneas, sale en la primavera de 2024.

Recientemente, Sia ha sido noticia después de revelar que se encuentra en el espectro autista.

Hannah Diamond y Zara Larsson hacen las paces tras un aparente plagio

3

Hannah Diamond, icono de la PC Music, y Zara Larsson, estrella del pop conocida por su éxito ‘Lush Life’, entre otros, no habían cruzado caminos. Hasta ahora. Hannah publica nuevo disco el 6 de octubre, ‘Perfect Picture’, y su último avance ha llamado la atención de Zara, pues comparte título y una estética visual sospechosamente similar a la de su disco de 2021, ‘Poster Girl‘. El single de Hannah se llama así, ‘Poster Girl’, y su portada es la que veis sobre estas líneas.

Zara se había tomado el parecido de manera personal, afeando a Hannah -en un mensaje ya borrado- el aparente plagio. Hannah, que, además de cantante, es fotógrafa y diseñadora visual, pues ha trabajado con artistas como Charli XCX y con diversas marcas, siendo parte clave de toda la estética de PC Music, se ha visto obligada a desmentirlo.

En un mensaje de Instagram, Hannah reconoce que la portada y el título de su single ‘Poster Girl’ «solapan» con las del disco de Zara, pero considera que en realidad el trabajo de Zara estaba previamente inspirado en la estética de PC Music. «Las imágenes que yo y mis compañeros en PC Music creamos fueron pioneras y están muy presentes en la cultura popular hoy en día», comenta. «Es una estética que abraza aquello que solía considerarse plástico, falso, demasiado comercial, demasiado camp o kitsch. (Una celebración) de esas imágenes perfectas, retocadas y brillantes. Las visuales de mi nuevo álbum son una vuelta a las visuales que hice al comienzo de mi carrera porque con este álbum quería cerrar círculo. Sigo siendo aquella chica en su habitación, pero he madurado».

Hannah apunta que la portada de su single ‘Poster Girl’ se basa en la realidad: «Mi habitación es fundamental en mi trabajo como artista. Al igual que la música e imágenes que creo, es un autorretrato íntimo. Es un lugar de creación e inspiración y es una temática clásica de estrella pop. La habitación en mi imagen fue creada con mi habitación real como referencia, de la misma manera que el concepto de mi video ‘Hi’ era explorar la trayectoria (que emprendo) desde mi habitación hasta (que me convierto en) estrella pop».

Diamond añade que en su nuevo disco explora «el concepto de feminidad y sus diversas expresiones en la cultura popular» y aclara que con él ha querido «desentrañar todos los elementos de mi música y fotografía que desde 2013 me han llevado a donde estoy ahora». ‘Perfect Picture’ es, en palabras de Diamond, «una celebración del trabajo que he creado, y que tanto ha influido en la estética del pop underground y mainstream actuales».

En un comentario, Zara da la razón a Hannah y reconoce que no estaba familiarizada con el trabajo previo de Diamond, y «aunque yo no te tenía en mi moodboard personal, después de haber investigado tu trabajo, puedo ver que los fotógrafos con los que trabajé seguramente sí».

Zara reconoce que «cuando vi la imagen por primera vez me sentí muy triste, porque fue una de las primeras sesiones de fotos que organicé yo misma en la habitación de una amiga, con mucho orgullo y emoción», pero admite que el concepto de la portada de ‘Poster Girl’ es «algo universal». Ella quería «capturar lo que sentía al crecer mientras miraba los pósters en mi pared, esperando algún día ser yo quien está en la pared de alguien», y concluye: ¿No soñábamos todos con ser estrellas del pop en nuestras habitaciones cuando éramos niños?» Y colorín, colorado…





«Cardopusher era cultura club; con Safety Trance quise romper más»

1

Hace unos meses, al hilo del éxito que estaba teniendo ‘El alma que te trajo‘, os hablamos de Luis Garbán, AKA Safety Trance. El productor venezolano afincado en Barcelona era una de las confirmaciones para el escenario de La Playa en Cala Mijas, y allí pudimos hablar con él sobre qué le ha supuesto este tsunami, y también el pequeño hit que ha tenido en ‘Ratatata’ junto a Virgen Maria, la indefinible artista entre neoperreo e hyperpop.

Pero además nos habló de su paso a Safety Trance desde Cardopusher, de cómo ha sido trabajar con Arca, con la que le une una amistad desde hace 20 años, de sus colaboraciones con Yung Beef, Sega Bodega y (futurible) Bad Gyal. De por qué es tan importante para él no tener limitaciones a la hora de escuchar música. Esta semana acaba de lanzar un nuevo tema junto a Sega Bodega, ‘Arena!’.

¿Qué tal has vivido el bolo playero? Cuando leí tu nombre entre las confirmaciones, no hubiese imaginado que tu hora iba a ser a las tres de la tarde, más bien a las tres de la mañana.
Ya, fue un tema de logística. A mí me sorprendió muchísimo, estoy acostumbrado a pinchar en ambientes mucho más discotequeros, de noche, etc. Al principio estaba un poco preocupado porque vi que el mood era de playa, pero dije “bueno, voy a arriesgarme a ver qué tal”. Y veo que ha tenido muy buena recepción, la gente súper entregada, así que muy contento.

Leí que el paso de Cardopusher a Safety Trance había sido para “explorar otros géneros”, después del techno que por ejemplo encontramos en ‘Regress to Nowhere’. ¿Dirías que hay un “estilo” concreto ahora en Safety Trance?
Sí, a ver, llevaba como 15 años dedicado al proyecto de Cardopusher, muy cultura club, 4/4, como que tenía un sonido establecido aunque yo voy cambiando mucho de género. Entonces con Safety Trance quise romper un poco más, quería darle una edición más pop, hacer como más canciones que club tools. No estoy seguro de si hay un “estilo” como tal, es más como que Safety Trance involucra todo el recorrido que yo he hecho, pero con otra visión, quizás menos underground. Pero no lo circunscribiría por ejemplo al reggaeton, porque mi idea con Safety es hacer otras cosas, he hecho un poco witch house, noise, etc, trato de mantenerlo abierto. Y eso es lo que más me gusta.

Sí, de hecho, me moló mucho algo que dijiste en una entrevista que te hicieron: “aunque no me guste una canción o un estilo concreto, intento entender siempre qué está pasando ahí, y si hay un elemento que puedo aplicar luego yo en mi música”. Me parece además curioso cómo la mezcla de la que estamos hablando, un reggaeton más “oscuro” o industrial, suele quedar muy bien, y de hecho cada vez lo vemos más en el mainstream: ‘Bichiyal’ de Bad Bunny, ‘La Combi Versace’ de Rosalía…
Claro, es que yo creo que hay que tener esa apertura de miras, ver que de todo puedes sacar cosas, pequeños detalles de cada estilo de música, e integrarlos luego en tu mundo. Y es muy bueno ver hasta dónde puedes llegar con este tipo de sonido, porque ya sabemos que el beat del reggaeton es muy característico, la paleta de sonidos puede ser predecible, pero, ¿qué pasa si usas esos sonidos y les pones otro contexto? Eso es lo que a mí me interesa. Y en general, realmente, de todos los estilos de música.

No sé si hay artistas que consideres influencias, o que consideres que hacéis algo parecido y te gusten. Pienso en Arca, claro, pero también en Kelman Duran o en Meth Math, aunque el estilo no sea el mismo.
Sí, ellos son como de un reggaeton más clásico, pero hay una similitud, me gustan muchísimo, de Kelman me gusta mucho que tiene esa onda también como ambient. Ahora mismo me gusta mucho una artista que se llama Blood of Aza. No sé si escuchaste el remix que puse (NdR: en el bolo) de ‘Bitch Better Have My Money’ de Rihanna…

Sí, sí.
Pues es suya, es que hace ese tipo de cosas, mezclar pop con noise, con experimental, y esos son los artistas con los que yo me identifico, no me identifico con artistas de reggaeton o de neoperreo, porque creo que mi música, aunque tiene ciertos detalles, no lo es. Yo vengo más del industrial como tal, entonces como que quiero dejar claro que tengo otro background.

«Arca es una persona cautivadora, aunque la conozcas desde hace mucho»

Vamos a ‘El alma que te trajo’. Hay una frase hacia el final, “¿ustedes tienen idea de cómo lo estamos partiendo Luis y yo?”, que se ha hecho bastante realidad. ¿Teníais idea Arca y tú de que lo ibais a partir de esta manera? Es tu canción más escuchada con mucha diferencia, pero es que también es la segunda más escuchada de Arca, y tiene muy poca diferencia con la primera habiendo salido bastante después, con lo que seguramente haya sorpasso en breve.
No me lo esperaba para nada. Nosotros teníamos la idea de hacer un tema en el que nos inspirásemos en algo tipo canciones que están en el top, pero sin ninguna pretensión de esto, de hacer algo muy grande. Salió así natural, con cierto humor, tiene ese vibe que compartimos Ale y yo, que tenemos mucha sincronía en cuanto al humor.

Ya habías trabajado con ella antes, en ‘Prada’ sin ir más lejos. Al ser dos personas con unas concepciones tan claras y tan originales en la producción, ¿cómo soléis trabajar? Tanto en sus temas como en ‘El alma que te trajo’. No sé si lo hacéis 50/50, o si es un proceso conjunto como más caótico en el que os vais dando ideas todo el rato… ¿cómo lo hacéis?
Es muy participativo. Yo tenía varias ideas y le envié muchísimas cosas, a partir de ahí fuimos como filtrando, a ella por ejemplo le gustaron mucho ‘Prada’ y ‘Rakata’, y tardamos como un año en grabar esos temas, pero creo que valió demasiado la pena. Ella quería hacer algo, no le venía como a la mente algo concreto, pero un día estaba en el estudio en París, y me mandó el vídeo diciendo “mira lo que acabo de grabar”, y vi que allí había algo muy especial. Y mira, salió. Ella es una inspiración muy grande para mí también, y estoy muy agradecido de ser parte de su universo y que ella también colabore en el mío.

Hoy se puede ver en el festival tanto a Arca como a Florence Welch, me parece curioso cómo las dos comparten un aura como mística, el ser percibidas por sus fans casi como un ser sobrenatural. Conociéndola desde hace bastante tiempo, imagino que te hará gracia que se la vea así.
(ríe) Sí, es curioso, Alejandra y yo tenemos como 20 años de amistad, somos muy cercanos, y aun así le sigo viendo esa vibra. Es que una persona que te cautiva, es muy cautivadora aunque la conozcas desde hace mucho. Y me encanta, yo creo que lo que la hace especial es su música pero también su forma de ser, esa forma de expresarse y que la gente la vea así.

Por cerrar el tema de ‘El alma que te trajo’: aunque imagino que estarás muy contento por el éxito, no sé si también temes que ese tema opaque los demás lanzamientos que has ido sacando, o lo que saques en adelante.
No, a ver, es verdad que la he puesto mucho, y que cuando pones mil veces una canción puede llegar a quemarte, pero yo no tenía ninguna pretensión con este tema, y tampoco es algo que quiero perseguir. Yo no quiero hacer un “Alma que te trajo 2”, y si mis próximos temas no llegan a ser tan populares, tampoco me importa. No, porque en un principio no hago música para eso, entonces puedo vivir en paz con eso (ríe).

La canción estaba incluida en ‘Noche de terror’, que tiene más temazos como ‘Cuando suena el dembow’. Pero después de eso has sacado ‘Lágrimas’, y EPs colaborativos como ‘Cruel Intentions’ o ‘Nexus Sin’. ¿Hay plan a corto plazo de otro EP en solitario?
Me gustaría, no he tenido el tiempo porque entre el boom de ‘El alma que te trajo’ y la salida de ‘Lágrimas’, como que he logrado hacer un network y ahora quiero también dedicarme a trabajar con otros artistas. Estoy aprovechando el momento para producir, meterme en el estudio con otra gente y demás, entonces eso hace que vaya más lento con mis propias producciones. Pero quiero tomar el control y venir con un nuevo EP potente de Safety Trance, estoy viendo también colaboradores potenciales.

¿Entre esos artistas con los que dices que estás produciendo hay algo que se pueda contar?
De momento no puedo, y además tampoco tengo algo súper cerrado de ya haber grabado con un artista con el que ya sé que ese tema va a salir, al menos no dentro de mi propio proyecto. Sí que sale el single con Sega Bodega, eso va a estar bastante bueno.

¿Y gente con la que te gustaría colaborar?
Me encantaría colaborar con Bad Gyal. Muchísimo, demasiado. Me gustaría también Tokischa, quiero volver a trabajar también con Virgen Maria, que me parece muy versátil y creo que tenemos una mentalidad parecida… y me molaría Rosalía, claro, obviamente. Shygirl también es alguien con quien creo que podría encajar muy bien.

Mira, Bad Gyal en su primer EP tiene un tema que es básicamente witch house y está genial, ‘D way you do me’, pero no ha vuelto a hacer nada así.
Ay, pues no caigo ahora en esa canción, la buscaré. Y ojalá suceda, en ‘Lágrimas’ hice witch house con Iceboy Violet, o con Arca en ‘Queer’, y es un género que me gusta muchísimo, y también me gustaría salir del beat de reggaeton en algo así.

También, en el EP que sacaste con Brodinski, colaboras con Yung Beef. Imagino que el nexo vino a través de Brodinski, ¿no? Sería muy guay todo un EP con Yung Beef, creo que a su mundo le sentarían genial tus sonidos.
Tiene un talento increíble. El vínculo fue con Brodinski, sí, que ellos ya habían trabajado juntos anteriormente. Queríamos algún tema con voces en ‘Cruel Intentions’, y entre los artistas que yo quería, le dije a Brodinski, “tú que eres amigo suyo, ¿crees que le puedes preguntar?”. Y salió, dijo que sí, salió, nos mandó unas voces y trabajamos en ello, fue increíble.

Has mencionado a Virgen Maria. Con ella has hecho ‘Ratatata’, que ahora mismo es tu segunda más escuchada en plataformas. ¿Cómo surgió el llamarla a ella para ese tema? ¿Os conocíais de antes?
Hace como 3-4 años, cuando ella sacó ‘Devil’, le escribí y le dije que me encantaba lo que hacía. Para ese momento, yo tenía las demos de ‘Noche de Terror’, que era básicamente otro disco. Se las pasé, le encantaron y quedamos en hacer algo juntos, pero no llegamos a concretar hasta que en ‘Lágrimas’ le pasé ‘Ratata’ y le dije “mira, quiero que cantes aquí, que hagas lo que tú quieras, coros, el puente, lo que tú…”, y ella me dijo “quiero gemir”. Yo le dije que lo que le diese la gana, que confiaba en ella y que iba a salir bien seguro. Y salió muy bien. No me esperaba tampoco que este tema funcionase, al fin y al cabo no tiene ni voces en un sentido estricto, y sin embargo encantó a la gente. Eso es lo que yo busco en la música. La sorpresa.

También sacaste hace poco un remix para ‘Incredibly Annoying’ de VTSS. La original es muy buena, pero la verdad es que en el remix te la llevas a tu terreno absolutamente.
Gracias, la verdad es que ella es otra artista con la que estoy como queriendo hacer algo, estamos probando de momento. En diciembre le mandé unas ideas para hacer algo entre los dos, y me dijo que justo quería que le hiciera un remix para unos temas que había sacado en Ninja Tune. Me dio a elegir, y la que vi que me encajó más fue ‘Incredibly Annoying’.

‘Will Anybody Ever Love Me?’ es una de las canciones del año

23

Tras el primer single de ‘Javelin’, ‘So You Are Tired‘, que pasara por el número 1 de nuestro top semanal, ‘Will Anybody Ever Love Me?’ es aun mejor, pues hace honor a su nombre imperecedero.

Se trata de una poética composición, en cuyo estribillo tradicional, el artista autor de obras maestras como «Illinois» y ‘Carrie & Lowell’ se pregunta si «alguien le querrá, sin agravios, y no por deporte».

Las estrofas son más hermosas todavía, con una serie de versos en los que Sufjan se postula “a la deriva”, totalmente dependiente de averiguar si encontrará su amor: “Átame a una pequeña balsa de madera / Quema mi cuerpo / Dirígeme a la corriente / empújame hasta el vacío / observa cómo voy hacia la deriva y mírame luchar / Déjame ir porque realmente necesito saber esto”.

Sufjan Stevens se ha encargado de tocar todos los instrumentos del tema, como es habitual pero le hacen coros adrienne maree brown, Hannah Cohen y Megan Lui. Y todas han querido compartir unas palabras sobre la canción.

adrienne ha dicho que la primera vez que escuchó el tema le hizo llorar, debido a la «honestidad de las cuestiones». «Sufjan es un autor dotado y valiente hasta lo imposible». Hannah le ha considerado un «alquimista trabajando» por el modo en que ha armado las voces. Megan ha elogiado «su visión de melodía y la composición», calificándolas de «increíbles».

Selena Gomez: «Nunca volveré a ser un meme»

33
VMAs

Anoche se celebraron los Video Music Awards en Nueva Jersey y, como viene siendo costumbre en la ceremonia anual de MTV, su nueva edición ha dejado momentos bastante virales, como la actuación de 10 minutos de Shakira. Otra de las protagonistas ha sido Selena Gomez, cuya vuelta a las entregas de premios tampoco ha pasado desapercibida en redes sociales.

Una de sus reacciones más comentadas sucedió durante el anuncio de los nominados a Mejor Vídeo R&B, en el que las cámaras captaron cómo Selena Gomez arrugaba la nariz en el momento que se leía el nombre de Chris Brown. El rapero ha sido acusado en el pasado de agredir a otras mujeres además de Rihanna, mientras que Chloe Bailey, con quien compartía nominación gracias a ‘How Does It Feel’, también había enfrentado críticas por colaborar con Brown.

Por otro lado, la artista fue captada tapándose los oídos durante la actuación de Olivia Rodrigo, quien interpretó ‘vampire’ y ‘get him back!’. Selena Gomez dejó más tarde un comentario en una publicación de Instagram, donde declaraba que había escuchado un ruido y la asustó, pero ya era demasiado tarde y su reacción se había viralizado en redes sociales.

Además, la artista ha sido criticada por su falta de ánimo durante algunas de las actuaciones, como ocurrió en la de Demi Lovato, a la que no se la vio aplaudiendo en ningún momento. Rápidamente, la artista ha expresado su descontento a través de Instagram, donde publicó lo siguiente: “Nunca volveré a ser un meme. Prefiero quedarme quieta a que me critiquen por ser yo misma”. Selena Gomez acabó la ceremonia con la victoria del VMA al Mejor Vídeo Afrobeat por su tema ‘Calm Down’. Salió al escenario a recogerlo junto a Rema.

Por qué ‘Columbia’ es el mayor éxito de Quevedo (en solitario)

0

El verano de 2023 en España se lo ha vuelto a quedar Quevedo. ‘Columbia’ sigue en el número 2 de las canciones más escuchadas en Spotify España (solo superada por ‘Reina’ de Mora), ha sido número 1 durante semanas en ese chart desde su lanzamiento el pasado mes de julio, de hecho es el número 1 oficial en la lista de singles española… pero, además, su repercusión es internacional: ahora mismo es la 11ª canción más escuchada en todo el mundo. Y este no ha sido su máximo.

Desde su lanzamiento el día 7 de julio, ‘Columbia’ ha alcanzado el número 7 de Spotify Global, pero sobre todo tiene mérito su resistencia en torno al top 20 de la tabla durante el último par de meses. Desde julio ha bajado como máximo al número 16. Está instalado en esa zona y ha puesto el cartel de «de aquí no me muevo». Y repito: hablamos de la tabla global, no de la española.

Quevedo, que alcanzara fama global el verano pasado con su sonada colaboración con Bizarrap, no ha igualado exactamente el éxito de esa «sesión 54» -en números internacionales- con los singles extraídos de ‘Donde quiero estar‘, su álbum debut. En el cómputo global diario de Spotify, apenas ‘Punto G’ ha llegado al 32 y ‘Vista al mar’ al 45. Estos son los mejores datos obtenidos por el disco a escala global. Por supuesto, en España es un asunto diferente: ambos temas han llegado a la segunda posición. Evidentemente, Quevedo acumula varios singles número 1 en España, pero todos han sido colaboraciones… hasta ‘Columbia’. La sesión con Bizarrap, el remix de ‘Polaris’, ‘Playa del inglés’ con Myke Towers, ‘El Tonto‘ con Lola Indigo, ‘APA’ con Mora y el remix de ‘Cayó la noche’ le habían dado muchas alegrías, pero ‘Columbia’ le ha llevado directamente a otro nivel. Un tema cantado completamente en solitario, sin «featurings», no le ha dado solo un número 1 en España, sino también un éxito global que está demostrando ser más que un golpe de suerte, que sin despeinarse se está codeando con los hits actuales de Taylor Swift, Karol G u Olivia Rodrigo.

En el aspecto musical, ‘Columbia’ es la típica canción de Quevedo, una producción de reggaetón-pop que sabe enganchar con una melodía sencilla y efectiva. La voz de Quevedo aún es el elemento más polémico de una canción que se conforma con ser genérica. Quizá su mayor logro ha sido anticiparse a la vuelta escolar, pues el tema habla de una chica que vuelve a la universidad después de un periodo de vacaciones, y solo piensa en salir de fiesta y desmelenarse. El público «target» está muy claro y ha reaccionado positivamente a la canción, imaginándose dentro de esta historia en la que conoce a Quevedo «entrando en la disco», ambos se devuelven la mirada e inician un romance de verano.

Con un sonido, digamos, vespertino, crepuscular, a cargo de los productores BlueFire, GARABATTO y KIDDO, ‘Columbia’ desprende un evidente aroma a final de verano. Y, además, celebra un amor bonito aunque sea efímero, dando la espalda al amor tóxico: «ella se va, pero espero que nada sea en vano, nunca había tenido algo tan sano» es una rima curiosa cuanto menos. Seguro que muchos y muchas han vuelto a las clases habiendo alcanzado una sensación de madurez similar, y de bienestar.

Olivia Rodrigo actuará en Barcelona y Madrid en 2024

5

Olivia Rodrigo ha anunciado la gira de presentación de ‘GUTS‘, su nuevo disco, que pasará por España dentro de su ruta mundial. Las ciudades afortunadas son Madrid y Barcelona.

Olivia actuará el 18 de junio de 2024 en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 20 de junio en el WiZink Center de Madrid, con Remi Wolf de telonera.

Para acceder a la venta de entradas y con el fin de bloquear a los bots, reducir la reventa y lograr que más entradas acaben directamente en manos de los fans que quieran acudir a uno de sus conciertos, habrá que registrarse previamente en la web de Olivia Rodrigo hasta el domingo 17 de septiembre a las 23 horas. Una vez que se cierre el plazo para el registro, los fans serán seleccionados de forma aleatoria y recibirán un código que les dará acceso a la venta de entradas que empezará el jueves 21 de septiembre a las 15 horas.

Producida por Live Nation, esta extensa gira mundial que incluye 57 fechas empezará el 23 de febrero en Palm Springs, California, en el Acrisure Arena y tendrá paradas en Norteamérica y Europa, incluidas ciudades como Miami, Toronto, Nueva York, Londres, Ámsterdam o París y muchas más antes de concluir con 2 shows consecutivos el 13 y 14 de agosto en el Kia Forum de Los Ángeles.

Esta noche, Olivia ha sido una de las artistas que han actuado en la gala de los MTV Video Music Awards. La artista ha presentado ‘Vampire’, una de las mejores canciones de 2023, y su nuevo single, ‘Get Him Back’. El videoclip de ‘Get Him Back’ es la última novedad de la artista.

Sparklehorse / Bird Machine

Mark Linkous, el nombre detrás de Sparklehorse, se suicidó el 6 de marzo de 2010. Llevaba años lidiando con una fuerte depresión, agravada por el suicidio de su amigo Vic Chesnutt y la separación de su mujer. La de Sparklehorse era una música tan trémula como vital: indie pop de autor que tocó cima con el estupendo ‘It’s a Wonderful Life’ en 2001.

Quizás la memoria de la música de Linkous corría el riesgo de desaparecer en una época de consumo rápido y masivo como esta. Para evitar que esto pudiera suceder, trece años después de su muerte, sale a la luz este ‘Bird Machine’: “Antes de fallecer, Linkous dejó un puñado de canciones grabadas que iban a formar parte de su quinto álbum de estudio. Steve Albini las produjo con él en Chicago. El sello Anti pretendía publicar el disco a 2009, pero evidentemente esto nunca sucedió. (…) Matt, hermano de Linkous, y Melissa, su hermanastra, se han encargado de poner en marcha el proyecto, respetando en todo momento las ideas originales de su autor. Según Pitchfork, Sparklehorse dejó el título del disco y su listado de pistas provisional escritos en una nota. La mayoría de canciones estaban terminadas. A otras, el productor Alan Weatherhead le ha realizado pequeños cambios”.

Por qué este disco sale ahora y no lo hizo en su momento, o poco después de la muerte de Linkous, no lo sabemos. Lo que está claro es que es una obra de amor, de aquel que se niega a que un ser querido quede sin decir la última palabra. La última palabra de Mark Linkous era este ‘Bird Machine’, y Mark y Melissa Linkous nos la han traído a la luz. Y no es uno de esos discos póstumos toscos, a base de retazos y descartes. Tiene la arquitectura de disco finalizado, sin ninguna traza de sonido maquetero. Suena a la continuidad natural de su último disco sin co-autorías, ‘Dreamt For Light Years In The Belly Of A Mountain’ (2006). En ‘Bird Machine’ quizás sorprenda la intensa vitalidad, casi felicidad, que desprende todo el disco: una colección de canciones pop de hermosas melodías, grandes estribillos, bastante clásico: quizás lo más accesible que hubiera hecho nunca. Todo entonadas por la voz de Mark trémula e infantil, siempre en un falsete quejumbroso, reinando en un voluntario segundo plano.

No puede sonar más feliz el inicio del disco, como si fuera un spot televisivo buenrollista, con ‘It Will Never Stop’, arrancando con el contagioso estribillo, mientras Mark canta a través de lo que parece un megáfono, distorsionado: puro gozo trotón. ‘Kind Ghosts’, con todos sus efectos de indietrónica, retrotrae a lo bueno de principios de los dosmiles, aunque la letra en que suplica, quizás al amante, que vuelva contrasta con su luminosidad. ‘Evening Star Supercharger’ es un trozo de magia que parece robada a los Mojave 3.

El disco oscila entre la calma, como la nana envenenada ‘O Child’, y el pop-rock el acelerado (al estilo de los R.E.M. de los 80), ‘I Fucked It Up’, que tras su brillante y feliz aspecto oculta una letra de derrota: “Pude haber sido una estrella del rock. La jodí bien / Y lo pagué, lo pagué, lo pagué”. Y piezas mayores como ‘Hello Lord’, que también esconde una letra amarguísima en un himno al Señor que puede retrotraer a los de Jason Pierce: “Hola Señor, ¿Cómo están tus hijos? ¿Están todavía alborotados y peleando? Con todas estas armas que les hemos dado”. Y casi puedes ver a Dios mientras canta: “Come for Me, Come for me…”.

También hay canciones cercanas a la psicodelia clásica como ‘Chaos of the Universe’ o la zumbona versión de ‘Listening to the Higsons’ de Robyn Hitchckok, que enlaza con la nana beatleniana ‘Everybody’s Gone to Sleep’. Y cuando cierra con la súplica ralentizada, brevísima, ‘Stay’ (“quédate para este día, va a ser más brillante”) un nudo te atenaza la garganta. Porque duele comprobar cuán brillantes eran las canciones de Mark Linkous, y porque duele no tenerlo con nosotros más.

Jaakko Eino Kalevi y Alma Jodorowsky se unen por el darkwave

1

Recordaréis a Jaakko Eino Kalevi por discos como ‘Out of Place‘ (2019), que obtuvo una puntuación de 8 sobre 10 en esta página; o su disco homónimo de 2015, que recibió una nominación al Nordic Music Prize y el beneplácito de David Byrne.

Apto para fans de Roxy Music o David Bowie, pero también de proyectos nacidos en el siglo XXI como John Maus o Molly Nilsson, el cantante finlandés autor de hits de streamings millonarios como ‘Macho’ tiene nuevo disco entre manos. ‘Chaos Magic’ sale el 17 de noviembre con un repertorio de 13 temas, dos de los cuales ya se pueden escuchar.

Tanto ‘I Forget’ como ‘Palace in My Head’ suenan anclados en el synth-pop más decadente de finales de los 70. Con ambos parece cerrarse un círculo que une a los primeros Depeche Mode con Joe Crepúsculo por la vía del darkwave. De manera más curiosa, ‘Palace In My Head’ es una colaboración con Alma Jodorowsky, nieta del director chileno autor de ‘La montaña sagrada’ (1973).

En este disco en el que también colaboran artistas como Faux Real o Yu-Ching Huang, Jaakko ha tratado de «volver a sus raíces». Al artista le ha inspirado en concreto la palabra griega «kháos», refiriéndose «al abismo o el agujero que se creó cuando la Tierra y el Cielo fueron separados». ‘Hell & Heaven’ es de hecho uno de los cortes inéditos.

1. Chaos Magic
2. Drifting Away
3. Dino’s Deo
4. Hell & Heaven
5. Night Walk
6. Palace In My Head
7. I Forget
8. The Chamber of Love
9. Cyborg
10. L’horizon
11. Galactic Romance
12. Trouble Man
13. Let’s See How Things Go

James Blake «carga» sus alas en la preciosa ‘Loading’

9

En una semana memorable de lanzamientos, la del 8 de septiembre, uno de los artistas que han publicado nuevo álbum es James Blake. El productor británico ha lanzado ‘Playing Robots Into Heaven’, uno de sus mejores discos recientes, como comentaremos próximamente en su correspondiente reseña.

La dirección sonora de ‘Playing Robots Into Heaven’ confirma un regreso a las raíces de James Blake, a sus inicios en la electrónica. En los últimos años, Blake se ha convertido en productor para superestrellas del calibre de Beyoncé o Travis Scott y ha publicado una serie de discos centrados en la canción romántica, siempre aderezados con su particular visión, pero algo irregulares. ‘Playing Robots Into Heaven’ es lo más parecido a ‘James Blake‘ (2011) y ‘Overgrown‘ (2013) que ha firmado Blake en mucho tiempo.

La sensibilidad sonora tan personal que nos enamoró inicialmente de James Blake está muy presente en ‘Playing Robots Into Heaven’, por ejemplo, en uno de los singles principales. En ‘Loading’ la melodía vocal vuelve a ser igual de importante que siempre, pero Blake pone el mismo esmero en crear un paisaje sonoro tan lleno de belleza como de un componente alienígena y extraño. Su voz, por ejemplo, queda prácticamente irreconocible. Es la Canción Del Día de hoy.

Una emotiva melodía de órgano, un acorde de piano tocado a lo lejos, voces moduladas, preciosos loops vocales, un ritmo de house reducido a su mínima expresión y sintetizadores espaciales se suman para crear lo que no deja de ser una simple canción de amor: «allá donde voy, estoy tan bien como lo esté mi mente, y mi mente solo está bien si tú eres mía». En ‘Loading’ son las «alas» de James Blake las que se están «cargando» para volar, en espera de la persona amada.

Tráiler de ‘Esta ambición desmedida’, el documental de C. Tangana

15

El Diario ha sido el primer medio en estrenar en exclusiva el tráiler de ‘Esta ambición desmedida’, el documental que sigue la creación de ‘El Madrileño’ de C. Tangana desde su génesis en Cuba hasta su histórica presentación en el WiZink de Madrid. La película se estrenará en cines oficialmente el 26 de octubre, pero antes podrá verse en primicia en el Festival de Cine de San Sebastián, que se celebra a finales de septiembre.

«Después del éxito del disco de El Madrileño, C. Tangana se enfrenta al reto de crear la gira más ambiciosa de su carrera y revolucionar el concepto del directo», dice la sinopsis. «‘Esta ambición desmedida’ es un viaje que sigue al artista durante más de cuatro años. Desde la génesis del disco en Cuba hasta la conceptualización del show, la hostilidad de las negociaciones, los ensayos, las conversaciones incómodas, las celebraciones más íntimas y la vorágine de conciertos por toda España y Latinoamérica.

Es un momento de transformación artística y vital a todos los niveles. En este contexto surgen preguntas importantes acerca de la familia, el compromiso, el genio creativo, la trascendencia, el inconformismo crónico y, sobre todo, qué vendrá después.

El proyecto es el resultado de un recorrido muy largo en el que el equipo de Little Spain se ha sumido en la vida del protagonista desde un punto de intimidad muy privilegiado. Tanto es así, que se difumina la línea entre lo real y lo representado, el personaje y la persona, los creadores y la obra. Una propuesta radicalmente diferente a lo que se espera de la película de una figura que es enigmática hasta para sus personas más cercanas».

El tráiler de ‘Una ambición desmedida’ muestra momentos personales e íntimos vividos durante la gira de ‘El Madrileño’ y cuenta con la participación de algunos artistas que han colaborado con C. Tangana, como Nathy Peluso o Niño de Elche, y de familiares como su madre. El propio Antón lidia con su «miedo a cantar» en directo porque «me considero un performer, no un intérprete», o con la relación con su propio personaje.

C. Tangana ha sido noticia últimamente por escribir el Himno Oficial del Celta, ‘Oliveira Dos Cen Anos’, una producción collage en el estilo de Baiuca, basada en una mezcla de tradición gallega y modernidad electrónica, que ha recibido halagos incluso de medios internacionales como The Guardian.

Eva Amaral habla de la controversia de su pecho descubierto

44

Eva Amaral ha dado una entrevista en La Ser en la que ha comentado la repercusión mediática de su desnudo parcial durante el concierto de Amaral en Sonorama Ribera. Eva se descubrió el pecho para reivindicar la libertad de las mujeres y le dedicó el acto a Rocío Saiz y Zahara, entre otras artistas.

Eva recuerda que la decisión de quitarse la camiseta en directo fue «visceral», tomada tres días antes, y que la noticia de la detención del concierto de Rocío Saiz fue el «detonante»: «Cuando el policía detuvo su concierto y le empezó a hacer todo tipo de comentarios, ella reaccionó diciendo «a ver quién más pone el cuerpo por esto» y me dio muchísima pena porque me dio la sensación de que ella se sentía sola y que el mundo de la música no estaba reaccionando».

A Amaral la polémica de Saiz le recordó a la época en que «con 17 años, en la piscina me quedaba en tetas y alguien venía a insultarme y a pedirme que me tapase, y yo me mantenía en pie de guerra». Y reflexiona: «En este mismo festival hubo un montón de chicos que salieron con el torso desnudo y no pasó nada. Entiendo que puede remover cosas incómodas a algunas personas que siguen viendo el pecho como tabú. No digo que lo desexualicemos, pero tampoco que lo tapemos. A mí también me parece erótico el pecho de un hombre, y no me parece que mostrarlo sea un acto de provocación. ¿Por qué tiene que serlo que lo haga yo?»

La censura cultural que ha vivido España últimamente, y la polémica de su pecho desnudo, son síntomas de la misma cosa, medita Eva Amaral, el intento de eliminación de derechos ya conquistados. «Conforme han ido pasando los años veo que la gente tiene más miedo a mostrarse, a que le tomen una foto, hay censura, Virginia Woolf de repente se censura. No podemos ir hacia atrás. Yo sé que no gané ningún derecho aquella noche, pero no puede ser que al día siguiente lo esté perdiendo».

La cantante zaragozana asegura que «quitarme la camiseta en el escenario fue la liberación más grande que he sentido jamás» y señala que, aunque ha recibido una «montaña de odio» en forma de amenazas e insultos, no se arrepiente en absoluto de su acción: «Toda la montaña de odio que he recibido me da la razón». Amaral recuerda que fue «precioso» el momento en que el público respondió como ella quitándose la camiseta, «chicos y chicas».

Shakira se come el escenario en unos VMAs que encumbran a Taylor Swift

107

Taylor Swift ha sido la gran ganadora de los MTV Video Music Awards. Exactamente como el año pasado, Swift es la artista nominada que más premios se ha llevado, en concreto nueve, entre ellos el más importante, el de Vídeo del año, por ‘Anti-Hero’. El premio a la Mejor canción pop, también por ‘Anti-Hero’, se lo entregado *N SYNC, que se han reunido para la ocasión y parece que traman algún tipo de regreso.

Aunque parece que Taylor Swift se ha llevado absolutamente todos los premios (estaba nominada en 11 categorías), ha habido otros afortunados: Shakira y Karol G se han agenciado el premio a Mejor colaboración, Ice Spice a Artista revelación, Måneskin a la Mejor canción de rock o Rema y Selena Gomez a la Mejor canción de afrobeat. Como curiosidad, ha habido un premio para Lana Del Rey, el de Mejor canción alternativa por ‘Candy Necklace’.

La otra gran protagonista de la noche ha sido Shakira, que ha recibido el MTV Vanguard Award. Shakira ha repasado su carrera con una actuación épica de 10 minutos en la que han cabido contorsiones en ‘She Wolf’, belly dancing y cuchillos en ‘Objection (Tango)’, fuego en ‘TQG’, tambores tribales y el final apoteósico de su colaboración con Bizarrap.

El escenario del Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, ha acogido otras actuaciones destacadas en los VMA’s de este año. Doja Cat se ha comido el escenario presentando sus tres singles de 2023, ‘Attention’, ‘Paint the Town Red’ y ‘Demons’ acompañada de bailarinas «pintadas de rojo». Olivia Rodrigo ha recreado el vídeo de ‘vampire’ y ha estrenado ‘get him back’. Nicki Minaj ha cantado ‘Last Time I Saw You’ y estrenado ‘Big Difference’. Y Cardi B y Megan Thee Stallion han puesto patas arriba el escenario con ‘Bongos‘.




Por el escenario de los VMA’s también han pasado Måneskin, que han presentado su reciente single, ‘HONEY‘: Karol G, Sabrina Carpenter, el ganador del premio Global Icon Diddy, la «funk rave» de Anitta, el rock de Fall Out Boy y Demi Lovato (por separado), Peso Pluma, la colaboración de Metro Boomin con Future, A Boogie with da Hoodie, Nav y Swae Lee y el grupo surcoreano Stray Kids. La gala se ha cerrado con un homenaje al hip-hop por su 50º aniversario en el que han participado Nicki Minaj o Lil Wayne, entre otros.










Ganadores VMA’s 2023

Vídeo del año
Doja Cat – “Attention”
Miley Cyrus – “Flowers”
Nicki Minaj – “Super Freaky Girl”
Olivia Rodrigo – “vampire”
Sam Smith, Kim Petras – “Unholy”
SZA – “Kill Bill”
Taylor Swift – “Anti-Hero”

Artista del año
Beyoncé
Doja Cat
Karol G
Nicki Minaj
Shakira
Taylor Swift

Canción del año
Miley Cyrus – “Flowers”
Olivia Rodrigo – “vampire”
Rema & Selena Gomez – “Calm Down”
Sam Smith, Kim Petras – “Unholy”
Steve Lacy – “Bad Habit”
SZA – “Kill Bill”
Taylor Swift – “Anti-Hero”

Artista revelación
GloRilla
Ice Spice
Kaliii
Peso Pluma
PinkPantheress
Reneé Rapp

Mejor colaboración
David Guetta & Bebe Rexha – “I’m Good (Blue)”
Post Malone, Doja Cat – “I Like You (aHappier Song)”
Diddy ft. Bryson Tiller, Ashanti, Yung Miami – “Gotta Move On”
Karol G, Shakira – “TQG”
Metro Boomin with The Weeknd, 21 Savage, and Diddy – “Creepin’ (Remix)” – Boominati / Republic Records
Rema & Selena Gomez – “Calm Down”

Mejor canción pop
Demi Lovato – “Swine”
Dua Lipa – “Dance the Night (From Barbie the Album)”
Ed Sheeran – “Eyes Closed”
Miley Cyrus – “Flowers”
Olivia Rodrigo – “vampire”
P!nk – “Trustfall”
Taylor Swift – “Anti-Hero”

Mejor canción de hip-hop
Diddy ft. Bryson Tiller, Ashanti, Yung Miami – “Gotta Move On”
DJ Khaled ft. Drake & Lil Baby – “Staying Alive”
GloRilla & Cardi B – “Tomorrow 2”
Lil Uzi Vert – “Just Wanna Rock”
Lil Wayne ft. Swizz Beatz & DMX
Metro Boomin ft Future – “Superhero (Heroes and Villains)”
Nicki Minaj – “Super Freaky Girl”

Mejor canción de R&B
Alicia Keys ft. Lucky Daye – “Stay”
Chlöe ft. Chris Brown – “How Does It Feel”
Metro Boomin with The Weeknd, 21 Savage, and Diddy – “Creepin’ (Remix)”
SZA – “Shirt”
Toosii – “Favorite Song”
Yung Bleu & Nicki Minaj – “Love in the Way”

Mejor canción alternativa
blink-182 – “Edging”
boygenius – “the film”
Fall Out Boy – “Hold Me Like a Grudge”
Lana Del Rey ft. Jon Batiste – “Candy Necklace”
Paramore – “This Is Why”
Thirty Seconds to Mars – “Stuck”

Mejor canción de rock
Foo Fighters – “The Teacher”
Linkin Park – “Lost (Original Version)”
Red Hot Chili Peppers – “Tippa My Tongue”
Måneskin – “The Loneliest”
Metallica – “Lux Æterna”
Muse – “You Make Me Feel Like It’s Halloween”

Mejor canción latina
Anitta – “Funk Rave”
Bad Bunny – “Where She Goes”
Eslabon Armado, Peso Pluma – “Ella Baila Sola”
Karol G, Shakira – “TQG”
Rosalia – “Despechá”
Shakira – “Acróstico”

Mejor canción de k-pop
aespa – “Girls”
BLACKPINK – “Pink Venom”
Fifty Fifty – “Cupid”
Seventeen – “Super”
Stray Kids – “S-Class”
TOMORROW X TOGETHER – “Sugar Rush Ride”

Mejor canción de afrobeat
Ayra Starr – “Rush”
Burna Boy – “It’s Plenty”
Davido ft. Musa Keys – “Unavailable”
Fireboy DML & Asake – ”Bandana”
Libianca – “People”
Rema & Selena Gomez – “Calm Down”
Wizkid ft Ayra Starr– “2 Sugar”

Mejor vídeo solidario
Alicia Keys – “If I Ain’t Got You (Orchestral)”
Bad Bunny – “El Apagón – Aquí Vive Gente”
Demi Lovato – “Swine”
Dove Cameron – “Breakfast”
Imagine Dragons – “Crushed”
Maluma – “La Reina”

Actuación «Push»
August 2022: Saucy Santana – “Booty”
September 2022: Stephen Sanchez – “Until I Found You”
October 2022: JVKE – “golden hour”
November 2022: Flo Milli – “Conceited”
December 2022: Reneé Rapp – “Colorado”
January 2023: Sam Ryder – “All the Way Over”
February 2023: Armani White – “Goated”
March 2023: Fletcher – “Becky’s So Hot”
WINNER: April 2023: TOMORROW X TOGETHER – “Sugar Rush Ride”
May 2023: Ice Spice – “Princess Diana”
June 2023: FLO – “Losing You”
July 2023: Lauren Spencer Smith – “That Part”

Mejor dirección
Doja Cat – “Attention”
Drake – “Falling Back”
Kendrick Lamar – “Count Me Out”
Megan Thee Stallion – “Her”
Sam Smith, Kim Petras – “Unholy”
SZA – “Kill Bill”
Taylor Swift – “Anti-Hero”

Mejor cinematografía
Adele – “I Drink Wine”
Ed Sheeran – “Eyes Closed”
Janelle Monae – “Lipstick Lover”
Kendrick Lamar – “Count Me Out”
Miley Cyrus – “Flowers”
Olivia Rodrigo – “vampire”
Taylor Swift – “Anti-Hero”

Mejores efectos visuales
Fall Out Boy – “Love From the Other Side”
Harry Styles – “Music for a Sushi Restaurant”
Melanie Martinez – “VOID”
Nicki Minaj – “Super Freaky Girl”
Sam Smith, Kim Petras – “Unholy”
Taylor Swift – “Anti-Hero”

Mejor coreografía
BLACKPINK – “Pink Venom”
Dua Lipa – “Dance the Night (From Barbie the Album)”
Jonas Brothers – “Waffle House”
Megan Thee Stallion – “Her”
Panic! At The Disco – “Middle of a Breakup”
Sam Smith, Kim Petras – “Unholy”

Mejor dirección de arte
boygenius – “the film”
BLACKPINK – “Pink Venom”
Doja Cat – “Attention”
Lana Del Rey ft. Jon Batiste
Megan Thee Stallion – “Her”
SZA – “Shirt”

Mejor edición
BLACKPINK – “Pink Venom”
Kendrick Lamar – “Rich Spirit”
Miley Cyrus – “River”
Olivia Rodrigo – “vampire”
SZA – “Kill Bill”
Taylor Swift – “Anti-Hero”

Concierto del verano
Beyoncé
Blackpink
Drake
Ed Sheeran
Karol G
Taylor Swift

Grupo del año
BLACKPINK
FIFTY FIFTY
FLO
Jonas Brothers
Måneskin
NewJeans
SEVENTEEN
TOMORROW x TOGETHER

Canción del verano
Beyoncé – Cuff It
Billie Eilish – What Was I Made For?
Doja Cat – Paint the Town Red
Doechii Featuring Kodak Black – What It Is
Dua Lipa – Dance the Night
Fifty Fifty – Cupid
Gunna – Fukumean
Jung Kook Featuring Latto – Seven
Nicki Minaj & Ice Spice – Barbie World
Olivia Rodrigo – Vampire
SZA – Kill Bill
Taylor Swift Featuring Ice Spice – Karma
Tomorrow x Together & Jonas Brothers – Do It Like That
Luke Combs – Fast Car
Troye Sivan – Rush
Yng Lvcas & Peso Pluma – La Bebé (Remix)

Álbum del año
Beyoncé – Renaissance
Drake & 21 Savage – Her Loss
Metro Boomin – Heroes & Villains
Miley Cyrus – Endless Summer Vacation
SZA – SOS
Taylor Swift – Midnights

Bad Bunny no descansa: sacará disco en otoño

40

No contento con haber firmado el disco más exitoso de todo 2022, ‘Un verano sin ti‘, un disco que ha sido absolutamente imposible de escapar desde cualquier rincón del planeta, gracias especialmente al éxito de ‘Tití me preguntó’, ‘Me porto bonito’ y ‘Ojitos lindos’, y que ya es el más escuchado de la historia de Spotify, Bad Bunny trama un nuevo lanzamiento.

En una nueva entrevista con Vanity Fair, la revista confirma la existencia de este disco. De hecho, ubica ya su lanzamiento en otoño. De 2023. Esto significa que, entre el 23 de septiembre y el 22 de diciembre, habrá nuevo disco de Bad Bunny en el mercado. Desde luego no era lo esperado: se suponía que Bad Bunny se iba a tomar un descanso este año, cosa que evidentemente no ha ocurrido.

Bad Bunny ni confirma ni desmiente este inminente lanzamiento, pero lo que NO dice es igualmente revelador. Cuando Vanity Fair le congratula por su próximo lanzamiento, Benito contesta «¿quién te lo ha dicho?» Además, el Conejo Malo vuelve a hablar del sonido de su nueva música, que estará inspirada en la música de los 70 «de todos los géneros». Cabe recordar que, últimamente, Benito se ha aficionado a comprar vinilos viejos y se ha hecho fan de José Feliciano, al que considera un precedente de su propio éxito.

Tiene sentido, por tanto, que Bad Bunny afirme que su nuevo disco no se parecerá nada al anterior. «Es imposible que el disco que salga después de ‘Un verano sin ti’ suene igual a ese disco. Nunca pasará. Siempre voy a intentar hacer algo nuevo».

En cuanto a la temática, Bad Bunny da a entender que su nueva música será la más personal de su carrera: «Ahora más que nunca me siento más seguro para hablar de lo que pienso, de lo que siento, y de cómo está siendo mi vida, a través de mi música».

Podcast Revelación o timo: Deja de odiar a Bad Bunny

Jay-Jay Johanson presentará su disco ‘Fetish’ en España

4

El indispensable artista sueco Jay-Jay Johanson, autor de grandes discos como ‘Whiskey’ (1996) o ‘Tattoo‘ (1999), visita España de gira. Su nuevo trabajo, ‘Fetish’, publicado el pasado mes de junio, es el motivo.

Johanson presentará ‘Fetish’ en nuestro país con cuatro fechas confirmadas: el 16 de febrero de 2024 estará en la Sala Nau de Barcelona, el 17 de febrero en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid, el 18 de febrero en la Sala Loco de Valencia y el 19 de febrero en la Sala X de Sevilla.

El repertorio de ‘Fetish’ alterna influencias habituales del trip-hop (‘Finally’) o el noir-jazz (‘Puppet on a String’) con otras más cercanas a la electrónica (el single ‘The Stars Align’) o el neo-soul (‘I Did My Best’). La voz de Johanson, vinculada a «crooners» del jazz como Chet Baker o Frank Sinatra, conserva la magia de siempre, redondeando otro trabajo exquisito del sueco.

‘Fetish’ se trata del disco número 14 de Johanson, algo que pocos artistas pueden decir. Su anterior elepé, ‘Rorschach Test’, vio la luz en 2021. Lo cierto es que Johanson ha sacado discos continuadamente cada 2 ó 3 años desde su debut hace casi tres décadas, abarcando desde el noir habitual (‘Poison’, 2005) a sorprendentemente el electropop en ‘Antenna’ (2007), a la querencia orquestal de ‘King’s Cross’ (2019). Todo un universo en el que zambullirse, en 2024, con varias ocasiones de presenciarlo en directo.

Cat Power canta por Bob Dylan, en su nuevo disco en directo

0

Cat Power, conocida por sus discos de material propio, algunos tan esenciales como ‘You Are Free‘ (2003) o ‘The Greatest‘ (2006), pero también por sus trabajos de versiones, como ‘Jukebox’ (2008) o el reciente ‘Covers‘ (2022), vuelve con otro disco dedicado a reinterpretar material ajeno. Claro que, ahora, le ha dado una vuelta diferente a la idea.

‘Cat Power Sings Dylan’ será el nuevo disco de Chan Marshall. Es la grabación de un concierto que Cat Power ofreció el año pasado, en el que la cantautora de Atlanta recreó el histórico concierto que Bob Dylan realizó en Manchester en 1966. El concierto de Cat Power se ha grabado y el disco sale el 10 de noviembre, con exactamente el mismo repertorio de 15 temas.

El concierto de Dylan es conocido por la polémica de su segundo set, el set «eléctrico», en el que Dylan se desmarcó del sonido de folk tradicional que le había dado a conocer y abrazó las guitarras eléctricas. Durante este set, una persona del público llamó «Judas» a Dylan y el cantautor respondió comandando a su banda, los Hawks, a «tocar más fuerte».

Curiosamente, durante la recreación de Cat Power, alguien se tomó la molestia de asumir el papel de ese fan que gritó «Judas» al músico. Cat Power no se enfrentó al fan, sino que mencionó a Jesús: «No esperaba que alguien en el público recreara su parte del show original, pero quise ser clara: de alguna manera, Dylan es una deidad para todos quienes escribimos canciones».

De ‘Cat Power Sings Bob Dylan’ se pueden escuchar ya ‘She Belongs to Me’ y ‘Ballad of a Thin Man’. ‘Wanderer‘, el último álbum de material original de Cat Power, vio la luz en 2018, con la colaboración destacada de Lana Del Rey.

Romy / Mid Air

Meticulosos, detallistas y al mismo tiempo pasionales, The xx han sido uno de los grandes grupos de culto de nuestro siglo. Fuera de la banda, desarrollando proyectos paralelos en solitario, cada miembro ha seguido su propia vía de expresión. En principio pensamos que Jamie xx iba a desarrollar la faceta más electrónica del trío, pues a eso apuntaba su disco ‘In Colour’ y temas como ‘Gosh’. Después, hemos ido comprobando que a todos les interesaba explorar ese camino de maneras diferentes.

De hecho, ha sido Romy Madley Croft quien ha llevado el tema de lo bailable hasta el extremo, lo que se explica por varios motivos. El primero es que la idea inicial de juntarse con el productor Fred again.. era escribir para otros artistas. Sin embargo, al dar con esa sensibilidad especial que tiene este artista, y que ha hecho de él un DJ tan masivo que hasta Pedro Sánchez le cita entre sus favoritos, decidió desarrollar temas propios con él. Y algo parecido le pasó cuando se puso a colaborar con King Princess. Verla escribir sus composiciones dedicadas a otras chicas, siendo tan joven, le hizo darse cuenta de que ella ni había tenido el coraje necesario a su edad, ni lo estaba haciendo todavía a día de hoy.

Por tanto, ‘Mid Air’ es las dos cosas a la vez. Por un lado, es un álbum de música electrónica -no sé si me atrevería a decir EDM- algo básico, zapatillero y rudimentario. El detalle en pistas como ‘One Last Try’ es ninguno. Stuart Price, otro de los productores del álbum, definitivamente carente de nuevas ideas desde hace una década o dos, reproduce lo que hizo con Pet Shop Boys en ‘Vocal’ en ‘Twice’.

Por otro, estamos ante un disco emocional y profundo, en el que Romy Madley Croft se entrega revelando de sí misma todo aquello a lo que no se había atrevido. ‘Mid Air’ se abre con ‘Loveher‘, una canción que nos sirve para adentrarnos en su corazón, a medida que escuchamos un bombo competir con un piano. Sus ganas de decir la verdad -que ama a una chica- enfrentándose con el miedo («no me avergonzaré, no puedo esperar para decírselo»). Es muy significativo que un momento dado repita un verso utilizando otro tono: es como si Romy fuera una persona antes de empezar el álbum, y otra al terminarlo.

Eso es lo que sentimos cuando escuchamos que el disco avanza sin descanso hacia la liberación. ‘The Sea’, inspirada en un viaje a Ibiza realizado junto a su compañero Oliver Sim, es la más The xx del conjunto; también una celebración de conocer «a la chica de sus sueños». A medio camino, ‘Strong’ es el gran «banger» del álbum, fruto de haberle puesto a Fred again.. un montón de temas de trance previos a los 2000. ‘Twice’ y ‘Did I’, casi unidas como si en una sesión estuviéramos, van armando una segunda mitad que ya es puro hedonismo en la pista de baile, antes de la explosión final.

Si Oliver también aprovechaba su disco en solitario para traer al presente a figuras legendarias LGTB+ (Jimmy Somerville en su caso), Romy ha optado por samplear a Beverly Glenn-Copeland. Tras publicar un par de discos como cantante femenina de impresionante voz a principios de los 70, Beverly salió del armario en 2002 como hombre trans y en 2004 realizó una grabación llamada ‘La Vita‘ que ha conmovido profundamente a la co-líder de The xx. El tema, absolutamente impresionante, es la base de ‘Enjoy Your Life‘ y de su intro. El mensaje es de nuevo muy sencillo, si bien Romy cuenta que elaborar este tema y trabajar su progresión ha sido un dolor de cabeza.

A través de esa intro o del otro interludio que hay, puras «confesiones en la pista de baile», pues ‘DMC’ hace referencia a las «conversaciones profundas y llenas de significado» que se tienen en un rincón de la discoteca; la artista da cuerpo a lo que parecía una obra más de música dance. El cierre lo dice todo: entre posibles referencias a ‘Love Is in the Air’ y ‘Ritmo de la Noche’, ‘She’s On My Mind’ es la «revolución sexual» de Romy Madley Croft.

Róisín Murphy: «Pensar nuevos looks es la parte más difícil de mi trabajo»

7

Róisín Murphy vive un momento agridulce en su carrera. Su nuevo disco, ‘Hit Parade‘, se sitúa en el top 3 en las «midweeks» británicas y es uno de los mejores de su discografía. Es el Disco de la Semana en estas páginas. Murphy lo ha producido junto a DJ Koze, mago alemán de la electrónica, quien con un prisma muy personal ha sabido reinventar la pista de baile sin renunciar a ninguna excentricidad. Evidentemente, Róisín era la colaboradora ideal, y ‘Hit Parade’ vuelve a demostrar que en el pop aún es posible innovar y visitar lugares inexplorados.

Desafortunadamente, una polémica muy fácilmente evitable, relacionada con las infancias trans (Róisín se ha pronunciado en contra de los bloqueadores hormonales) ha decepcionado a muchos de sus seguidores LGBTQ+ y empañado el discurso en torno a ‘Hit Parade’. Róisín ha dicho adiós a quienes le «han abandonado», y dado las gracias a quienes han decidido «quedarse» a su lado. Hoy un tema como ‘Hurtz So Bad‘ (donde Murphy canta «¿te he decepcionado?») adquiere una segunda lectura.

Cuando JENESAISPOP tiene oportunidad de hablar con Róisín, a mediados del pasado mes de julio, es impensable que nada de esto pueda acontecer. La charla gira en torno a ‘Hit Parade’, su trabajo con DJ Koze, la inteligencia artificial, la playlist de Pedro Sánchez y el libre albedrío.

Te acabo de ver actuar en Bilbao. En tus shows te pones muchos vestidos diferentes. Tu maleta debe ser un espectáculo.
Llevo muchos looks, tengo ganas de quemarlos en una hoguera (ríe) Cuando me los pongo en el concierto soy feliz, pero llevarlos de gira, cuidarlos, pensar nuevos looks para los conciertos… es casi un deporte. Es la parte más difícil de mi trabajo. Yo soy mi propia estilista, cuando me ves actuar con vestidos o posar con ellos en vídeos, estoy enseñando atuendos que he diseñado yo misma. Es un trabajo muy físico, así como emocional, porque cuando te los pones lidias con tu propia persona, tu propio ego, luchas contigo misma… Yo, para luchar conmigo misma, me pongo guantes.
En 2020, cuando promocionabas ‘Róisín Machine’, me comentaste que tu siguiente disco estaba casi terminado. ¿Cuán avanzado realmente estaba en ese momento?
El disco estaba hecho entre un 75 y un 80%. Como mínimo, estaba escrito. Después viene la parte final, que es el 20% restante y suele ser la más importante. El tracklist, el arte… Además, originalmente el disco tenía menos canciones porque Stefan (DJ Koze) quería tirarlas a la basura. Parte de mi trabajo era decirle «están bien, no te preocupes, no tienes que hacer eso, al final el disco va a quedar bien».
Has dicho que con DJ Koze tenías que hacer algún pulso de vez en cuando porque no estaba muy seguro con el material.
Stefan es despiadado, es su forma de trabajar. Él sabe que una canción tiene que sonar absolutamente increíble, y si no suena así, va a la basura. Por eso digo que, a veces, mi trabajo era pararle los pies para que no se pasara de la raya. Pero yo con él he trabajado con la mente muy abierta: DJ Koze le daba totalmente la vuelta a muchas canciones, les cambiaba el tono, el tempo, hasta los arreglos. Algunas de las canciones de ‘Hit Parade’ están completamente transformadas respecto a sus versiones originales. Otras no.

¿Cuáles están cambiadas?
‘Two Ways’, ‘The House’, ‘Can’t Replicate’ son completamente diferentes a sus primeras encarnaciones. ‘The Universe’ y ‘CooCool’, por contra, son muy parecidas a sus versiones iniciales. ‘You Knew’ es de las que cambiaron. ‘Eureka’ es exactamente la misma.

En ‘Two Ways’ has hecho una canción de trap.
Sí, ¡es una cochinada!

Pero el disco tiene una influencia evidente del hip-hop, así que tiene sentido.
Le da un color interesante al disco, un punto muy dinámico. Yo estoy encantada de sonar así. La original se acercaba más a un sonido de country-soul. Era (pone voz de country) «two ways to pass the time, in my liiife, mmmhmmm». Tenía un rollito country muy mono. DJ Koze le dio vueltas a la canción durante un año entero hasta que llegó a la forma final. Y, entonces, no estaba seguro de querer meterla en el disco, pero a mí me parecía importante incluirla porque aporta un punto de luz y color brillante al disco, en el contexto de la obra total.

‘The Universe’ y ‘CooCool’ remiten al viejo soul y el R&B de los 60. ¿Creciste con estos sonidos y querías rendirles homenaje?
Me crié escuchando canciones del cancionero tradicional americano, de jazz y soul, mi familia no cantaba canciones tradicionales irlandesas. Escuchar estas canciones a una edad temprana ha tenido un efecto en las canciones que yo misma compongo. En el vídeo de ‘Fader’ he intentado cerrar el círculo. He querido volver a Irlanda y hacer entender a la gente que la música… es todo la misma cosa.

Dices que el rodaje del vídeo de ‘Fader’ (en Arklow, el pueblo donde Róisín se crió) fue uno de los mejores días de tu vida.
Fue muy especial. Estaba muy concentrada en ese momento porque estaba dirigiendo el vídeo. Como directora tienes que grabar un montón de tomas diferentes y después asegurarte de que estas tomas tengan un sentido de la fluidez dentro del vídeo. Fue una cosa muy planeada de principio a fin. Creo que la gente que participó se pensó que simplemente iba a salir en el desfile y ya está, pero teníamos que parar el desfile todo el rato, reanudarlo de nuevo… Fueron muy, muy pacientes. Y para mí fue especial porque, aunque muchas de las personas que participaron en el rodaje no me conocían personalmente, yo me sentí rodeada de gente que me quería, y eso fue increíble.

«A DJ Koze le tenía que convencer para que no tirara canciones a la basura»

¿La casa en la que te criaste, en Arklow, sigue existiendo? ¿La has visitado?
Aún existe, pero es completamente diferente, no se ha preservado la misma casa. Era una preciosa casa de campo de estilo georgiano, de los 1700s, pero han quitado las puertas, han cambiado las ventanas… está completamente diferente.

Volviendo al disco, DJ Koze y tú trabajasteis de manera remota. Dices que esta fue la mejor opción para vosotros. ¿Por qué?
Para entender cómo empezó todo, DJ Koze me pidió inicialmente colaborar con él en su disco de 2018, ‘Knock Knock‘. Me pidió cantar en ‘Pick Up’ -que fue un enorme éxito de ese disco- porque quería reemplazar el sample vocal inicial (NdE: en Spotify suma 42 millones de streamings, Róisín no aparece en la versión final). Yo, entonces, canté la melodía de lo que después se convirtió en ‘Scratch That’. Cuando me enseñó la canción al día siguiente, tenía otra base completamente diferente. Después hicimos ‘Illumination’, que no cambió en absoluto. ¿Ves? DJ Koze trabaja en estos extremos.

Poco después, Stefan me comunicó que quería producir un disco entero para mí. Le dije: «¿En serio? ¡Increíble!» Y él contestó: «pero lo tenemos que hacer a mi manera». Quedamos en trabajar en el disco en nuestro tiempo libre, y que tardarse lo que tuviera que tardar. Me pidió que me bajara el mismo software que usa él para producir canciones para que fuera más fácil intercambiar archivos.

¿Y trabaja mejor solo?
Personalmente yo nunca le he visto trabajar en el estudio. Hemos compartido estudio, claro, mientras yo he grabado las voces, pero nunca le he visto, digamos, con las manos en la masa, sangrando. Pero a través del tiempo y el espacio nuestra comunicación ha sido estupenda. Stefan y yo sí trabajamos juntos una vez en Ibiza, en mi casa. A Stefan le encanta mi casa porque es muy tranquila, es como un oasis. Se quedó un par de días y creamos ‘The Universe’. La canción ya estaba escrita, él grabó algunos sonidos del jardín, de grillos, y me pidió que hiciera cosa de la voz americana que hago en la canción. Me dijo (pone voz masculina y acento alemán): ¡¡¡debes hacer esa voz!!!

Has hecho algo de spoken word en tu carrera, por ejemplo en ‘Wasted Thoughts‘, pero ahí era una cosa muy seria, y en ‘The Universe’ pones esa voz como de pija americana. ¿Es todo improvisado?
Sí, es improvisado, en ‘The Universe’ me pongo en la piel de una chica que está en Ibiza, viviendo un momento mágico, pero alguien está criticándola a sus espaldas, y le arruina todo.

¿De qué va ‘Free Will‘?
He escuchado mucha filosofía, en la pandemia sobre todo, acerca del libre albedrío, de si existe o no. Realmente no podemos controlar el siguiente pensamiento que tenemos, lo cual crea todo lo que viene después. Si piensas en detener aquello que vas a pensar, no tienes otra opción que de hecho pensar en esa cosa. Creo que, cuanto más lo piensas, más evidente es que el libre albedrío no existe. Solo puedes intervenir en lo que vas a hacer con esos pensamientos. Y creo que es este un tema que atraviesa toda mi carrera, desde el inicio. Esa cosa de rendirse al amor, la gloria a la que eso lleva… No puedo decidir si estoy enamorada de ti o no. Podría enamorarme de ti en el curso de esta entrevista y, entonces, quizá, no me quedaría otra que convertirme en una acosadora. No se sabe, puede pasar. Yo no puedo decidir de quién me enamoro. Y si buscara una opción, entonces no tendría amor.

Al final tu trabajo va sobre ser libre, sobre rendirse al amor.
En mi trabajo canto mucho sobre libertad, en efecto. No quiero sonar pretenciosa, pero estas cosas filosóficas están presentes en mi obra desde el principio. Pienso por ejemplo en una canción del primer disco de Moloko, ‘Where Is the What If the What Is in Why‘. Esta canción va un poco de lo mismo que ‘Free Will’, comparte la misma energía.

¿Qué ha pasado con el trabajo con Mad Professor?
Mad Professor estuvo involucrado en el principio de la grabación del disco. Aportó ideas a lo que terminó siendo ‘You Knew’. Aún mantengo una relación con él y juntos hemos trabajado en cosas que siguen ahí guardadas en un cajón. Su ADN definitivamente está flotando en el mundo de ‘Hit Parade’ y puede que lo siga haciendo en el futuro.

El 23 de julio se celebran las elecciones generales en España. No sé si sabes que Pedro Sánchez, actual presidente, es muy fan de la música, tiene una playlist y tú apareces por ahí, con ‘CooCool’.
¡No! ¿En serio? (suelta una carcajada). ¿Cómo se llama la playlist?

«2023». Pero el usuario es un poco secreto. Están Caroline Polachek, Beach House, etc. Él ha confirmado que la playlist es suya.
Extraño mundo el que vivimos.

«Seis meses en inteligencia artificial son equivalentes a seis años en pintura»

El arte del disco lo ha diseñado Beth Frey, conocida por su trabajo hecho con inteligencia artificial. Hubo alguna crítica que otra al hecho de que fuera AI.
El arte de ‘Hit Parade’ es una combinación de muchas cosas, pero la idea de que la creación es puramente artificial no es cierta. La inteligencia artificial es solo una parte de la obra de Beth Frey. En realidad su trabajo tiene mucho de humano porque ser capaz de crear imágenes como las que ella hace requiere de una gran técnica y de una gran habilidad. Para mí, que el arte contenga una parte de inteligencia artificial no es una crítica, es un hecho más. Yo, en concreto, buscaba imágenes que fueran tan buenas como la música, debía encontrarlas. Y me gusta el trabajo de Beth Frey porque es muy táctil, muy sensorial. Es excitante en la misma manera que la música del disco lo es.

Yo la descubrí por tu trabajo con el alias de Sentient Muppet Factory, en concreto por esa imagen en la que un ente rosa gigante aparece compartiendo mesa con una mujer en un diner.
Me parece interesante presenciar los primeros años de la inteligencia artificial. Los primeros trabajos creados con inteligencia artificial tienen un punto torpe, porque la tecnología todavía no se ha afinado del todo. Ahora hay muchísimo arte creado con inteligencia artificial y está más afinado, porque seis meses en inteligencia artificial son equivalentes a seis años en pintura.

Últimas entradas para Amaia en el WiZink

4

Amaia está a punto de actuar por primera vez en el WiZink Center de Madrid, en el que será el concierto final de la gira de ‘Cuando no sé quién soy‘. El próximo sábado 23 de septiembre, Amaia despedirá etapa dando el concierto más importante de su carrera hasta la fecha. La promotora Last Tour informa hoy de que las entradas para el concierto de Amaia en el el WiZink están a punto de agotarse. Os recordamos que JENESAISPOP es medio colaborador del evento.

Detalla la nota de prensa: «La cantante es conocida por “invitar a todo”» y en esta ocasión no va a ser menos: para celebrar el fin de gira y su primera actuación en un espacio como el WiZink Center, Amaia prepara sorpresas e invitados especiales que convertirán este show en un evento musical inolvidable».

Durante el último año, Amaia ha presentado su segundo disco en vivo a lo largo y ancho de toda España en escenarios de festivales que han ido de Mallorca Live a, recientemente, Cala Mijas.

Últimamente, Amaia ha vuelto a colaborar con Alizzz (productor de ‘Cuando no sé quién soy’) en el single ‘Sexo en la playa‘, claramente una de las canciones (alternativas) del verano de 2023. Antes, ambos cantaron juntos el éxito ‘El encuentro’.

Por otro lado, este otoño el público será testigo de la primera incursión de Amaia en el mundo de la interpretación, en la serie ‘La Mesías’, dirigida por Los Javis. Desde hace unos días es posible ver a Amaia en acción en un pequeño avance publicado en redes. La navarra corre campo a través mientras un coro suena de fondo. El lema «quien canta, sus males espanta» es originario del Quijote.

Gottmik y Sagittaria en Iconiqa, la fiesta queer de Razzmatazz

0

El próximo domingo 15 de octubre vuelve la fiesta queer de Razzmatazz y The Queer Indigo, Iconiqa. Esta vez, las headliners serán dos drags que conoces muy bien. Por un lado, Gottmik, finalista de la Temporada 13 de RuPaul’s Drag Race, modelo y maquillador profesional (recientemente ha realizado un cameo en el videoclip de ‘Unholy’ de Sam Smith y Kim Petras). Por otro lado, Sagittaria, finalista de la primera temporada de Drag Race España. La fiesta estará centrada en los looks «negros y metálicos».

Como ha sido habitual, pues Iconiqa llega a su tercera edición, la fiesta se dividirá en las siguientes secciones:
Queer dance-party
Performance Art
Fashion Show
Lewk + Runway Contest
Hosts + GoGo’s
Lewks

Además, Razzmatazz informa de que las primeras 50 personas que lleguen a Iconiqa y se inscriban en el concurso de «looks y pasarela negro y metálico» con Victoria Banks serán elegibles para participar en dicho certamen. Le ganadore recibirá magníficos premios y una oportunidad remunerada de formar parte del próximo evento de Iconiqa.

Hay disponibles entradas generales, VIP y Meet & Greet. La mesa VIP (mínimo 4 personas) está disponible a partir de 75€ por persona, y la Mesa VIP + M&G está disponible a partir de 125 euros. La apertura de puertas se realizará a las 18.30 horas.

Poppy quiere ser el «epítome de la libertad» en ‘Motorbike’

8

Poppy, la youtuber convertida a cantante que ha dejado definitivamente atrás la influencia de la PC Music y el pop robótico para abrazar el metal, el pop-punk y el rock alternativo de los 90, en una serie de buenos discos que han seguido cimentando su leyenda, vuelve.

El nuevo disco de Moriah Rose Pereira se pondrá en circulación el 27 de octubre bajo el título de ‘ZIG’, y la dirección sonora confirma un regreso de los sintetizadores y de las bases electrónicas. Ahora, parece que tanto Nine Inch Nails como t.A.T.u. pueden haber sido una influencia. Tanto ‘Church Outfit’ como ‘Knockoff’ apuntan a la pista de baile más industrial.

El nuevo adelanto, publicado hoy mismo, puede ser el mejor de todos. ‘Motorbike’ se suma a la estética motera que hemos visto últimamente en Charli XCX o Rosalía, mientras la canción es un considerable hit de electropop que nos lleva a los 2010s. En la base, en la melodía repetitiva, se percibe que Britney Spears sigue siendo una influencia.

‘Motorbike’ es una oda a esa «chica que trae una máquina poderosa entre sus piernas». Poppy admira la apariencia de libertad de esta persona que, subida a su moto, va donde quiere «sin mirar la ventanilla», asumiendo control total de su vida. Una chica que es el «epítome de la libertad» y a la que «nadie puede confinar». «Quiero amarla, quiero saber lo que se siente estando entre sus piernas», ruega Moriah.

‘ZIG’ será el quinto álbum de estudio de Poppy, y sucede a ‘Flux‘ (2022), ‘I Disagree‘ (2020), ‘Am I A Girl?‘ (2019) y ‘Poppy.Computer‘ (2017). Así queda el tracklist de ‘ZIG’:

‘ZIG’:
Church Outfit
Knockoff
Hard
What It Becomes
Flicker
1s + 0s
Zig
Linger
The Attic
Motorbike
Prove It



20 canciones para los Rubiales de la vida

182

Rubiales ha dimitido este domingo finalmente de su cargo al frente de la Real Federación Española de Fútbol y como vicepresidente de la UEFA. Su renuncia llega después de 3 semanas de polémicas, denuncias y malestar social por 1) su beso en la boca a una jugadora de fútbol ganadora del Mundial, Jenni Hermoso y 2) su pésima gestión del mismo, que incluía un intento de obligarla a elaborar un comunicado conjunto.

Su marcha se produce dejando dos regalos de última hora: la revelación de su cuenta de mail personal, publicada de manera torpe, a través de Google Drive, con la misma destreza de toda la campaña «no voy a dimitir». Y la creencia de que se va de forma injusta, tras haber llevado a España de mala manera a las portadas de The Guardian y New York Times: «Tengo fe en la verdad y voy a hacer todo cuanto esté en mi mano para que prevalezca. Mis hijas, mi familia y la gente que me quiere han sufrido los efectos de una persecución desmedida, así como muchas falsedades, pero también es cierto que en la calle, cada día más, la verdad se está imponiendo».

Porque la verdad se está imponiendo, solo que igual no es la que él cree, en JENESAISPOP recopilamos una serie de canciones que, sobre todo en los últimos años, han versado sobre machismo, mansplaining, masculinidad tóxica y arrogancia bien cargada de testosterona.

Beyoncé convirtió en un éxito a nivel mundial ‘Run the World (Girls)’, pero desde mucho antes, otras mujeres alzaron sus voces contra hombres que nunca debieron mandar. Fue el caso de Rocío Jurado en ‘Ese hombre’, de María Jiménez en ‘Se acabó’ o de Paquita la del Barrio en ‘Las mujeres mandan’, de letra imperdible: “Hoy las mujeres ya no somos conformistas / Llegó la hora de soltarnos el cabello (…) No tengas miedo por grandotes que los veas”. En los 80, ‘No controles’ de Olé Olé fue un alegato a favor de la liberación femenina que quizá ya no querría ver en este listado su autor, Nacho Cano.

El underground en España está siendo últimamente generoso en himnos que retratan a hombres babosos. El más inteligente y retorcido es ‘No te puto pilles’ de Pantocrator, que se pone en boca del típico perdonavidas. Zahara es la voz más visible de este movimiento, y ‘Hoy la bestia cena en casa’, uno de sus grandes himnos irónicos. De sus colegas de shego compartimos ‘Vicente Amor’: “ten cuidado con las pibas porque estamos todas locas”. Ginebras también han retratado a un hombre sobrado de ego y que en verdad da mucha pena en ‘Alex Turner’.

Aiko el Grupo acaban de sacar un tema llamado ‘k pesao’ cuyo estribillo dice: “que me dejes en paz, asqueroso”. Su final, es para oírlo. Pipiolas también tienen un tema llamado ‘No soy un xoxo’, con el lema “mi carne es mía, ¿no lo ves?”. Aerolíneas Federales tenían otro llamado ’No me beses en los labios’; y quizá quien ha hecho el himno más expreso sobre el mansplaining es Brigitte Laverne, que parodia los condescendientes “No lo haces nada mal”.

Entre las canciones internacionales que han tratado temas como la masculinidad tóxica destacaba ‘High Horse’ de Kacey Musgraves («apuesto a que te crees John Wayne»). Siguiendo con la sátira social, Tiburona dedicaban a otros directores (en este caso de festivales) ‘Cartel precioso’, cuyo estribillo era que “tienes pinta de mafioso”.

La mayoría de estos artistas son mujeres y LGTB+. Por ejemplo PUTOCHINOMARICÓN cantó aquello de «Que los huevos que te cuelgan son tan grandes y pesados (…) Que te crees que «feminazi» es un insulto radical: Tu puta vida nos da un poco igual». Pero también son cada vez más los hombres heterocis que se han sumado a la causa y han elevado la voz contra el corsé de la peor masculinidad. Para invitar a los próximos Rubiales a que también osen besar en los labios a otros hombres, compartimos ‘Samaritans’ de IDLES, muy crítica con «la máscara de la masculinidad», con los hombres que no se consienten a sí mismos llorar, y que en un momento dado gritaba: «I kissed a boy and I liked it!». En honor a la DIMISIÓN final, incluimos la contundente ‘Resignation’ de Face to Face. “No puedes tener razón, estás lleno de prejuicios y rencor (…) Soy alguien que quemará el mundo entero. Soy yo quien lo solucionará”.

Finalmente, no podían faltar los himnos expresamente futboleros: la también paródica ‘Campeón’ de Ellos y la nihilista ‘Soy futbolista’ de Astrud. “¿A quién quiero engañar? Ni yo me lo creo. Me siento solo, y tan culpable. Todo es tan real…”, lamentaba Manolo Martínez en esta surrealista canción, a la altura de las circunstancias.

Slowdive, entrada más fuerte en Discos España

0
Ingrid Pop

La entrada más fuerte de la semana en la lista de Discos de nuestro país es ‘Everything Is Alive’ de Slowdive. El que fuera el Álbum de la Semana en nuestras páginas hasta ayer llega al puesto 30. Y lo consigue gracias a su buen funcionamiento en vinilo, donde es top 2 esta semana, tan sólo por detrás de Taylor Swift.

Esta es la mejor marca histórica para Slowdive en España, pero también en su país, Reino Unido, donde por primera vez han llegado al top 10, en concreto al puesto 6. El anterior hubo de conformarse con el 16 mientras en los 90… en verdad Slowdive nunca fueron tan famosos. Además, ‘Everything Is Alive’ ha sido puesto 4 en Holanda, puesto 7 en Alemania y puesto 21 en Australia, entre otros logros.

No hay grandes novedades en el top 10 de Discos España: ‘Estrella’ de Mora sigue en el número 1 y todo el top 5 se mantiene exactamente igual que la semana anterior. En este orden, ‘Donde quiero estar’ de Quevedo, los dos últimos discos de Karol G y ‘Un verano sin ti’ de Bad Bunny.

Otra entrada que llama la atención en España es la de ‘ÁTTA’, el disco sorpresa de Sigur Rós, que llega al puesto 42 coincidiendo con su salida en vinilo. En esa otra sublista de LP’s es puesto 3 en nuestro país.

El actual top 1 en Reino Unido, ‘Back to the Water Below’ de Royal Blood, llega al número 64 en España. Es más o menos el mismo dato que consiguiera por aquí el anterior, ’Typhoons’, pues fue top 56. El país que mejor ha acogido lo nuevo de Royal Blood, aparte de UK, es Bélgica, donde son top 10.

Otras entradas de la semana son la reedición de ‘The Broadsword and the Beast’ de Jethro Tull en el 57, ‘Memorial’ de los metaleros Soen en el 61, ‘Coda’ del portorriqueño Yeruza en el 71, ‘Code Red’ de los también metaleros Primal Fear en el 89, y la banda sonora de ‘The Last of Us’ en el 97.



‘Reina’ de Mora y Saiko, nuevo número 1 en España

1

La subida más fuerte de la semana en Singles España es la colaboración del portorriqueño Mora y el granadino Saiko para el disco del primero, ‘ESTRELLA’, que a su vez se mantiene en el número 1 de Álbumes.

‘Reina’, que así se llama el tema, sube del puesto 7 al puesto 1, suponiendo una nueva conquista de la cima para estos artistas que ya coincidieran en el remix de ‘Polaris’. ‘Reina’ es un medio tiempo con tintes de balada y también de reggaeton, y como tal ha logrado desbancar a ‘Columbia’ de Quevedo, que parecía imbatible. Esta pasa al puesto 2, de momento, pues la lucha entre ambos temas parece muy reñida en Spotify España.

La entrada más fuerte es ‘Mala suerte’ de Lola Indigo y Dellafuente, que llega hasta el top 30, suponiendo todo un regreso para él a la lista de singles. Ella continúa en el puesto 20 con ‘El tonto’ junto a Quevedo, certificada como cuádruple platino.

Las otras 3 entradas son muy dispares. El disfrutón ‘Ex-Special’ de Jhayco con Peso Pluma llega al puesto 58. Antonio José entra en el 99 con una bachata llamada ‘La Noche Perfecta’.

Y en el número 86 encontramos una rareza: al fin, después de varios éxitos internacionales, ‘Paint the Town Red’ de Doja Cat logra colarse en listas españolas. El tema que presenta ‘Scarlet’ ha sido número 1 en Reino Unido e incluso ha llegado al top 1 de lo más escuchado en Spotify a nivel global durante un día, pero hasta ahora no había aparecido por el top 100 en España. Una vez obrado el milagro, seguro que se mantendrá en la zona baja de la tabla durante las próximas semanas.