DJ Khaled no se anda con chiquitas. Después de arrasar con ‘I’m the One’, su tema con Chance the Rapper, Justin Bieber, Quavo y Lil Wayne, ha compartido un llenapistas con Drake llamado ‘To the Max’ y ahora estrena single nada menos que junto a Rihanna.
La intérprete de ‘Te amo’ es la gran estrella invitada de ‘Wild Thoughts’, que ha sido co-escrito por PARTYNEXTDOOR y cuenta con Bryson Tiller en los créditos. Además de cierto ritmo R&B y una guitarra eléctrica tomada de Santana, el tema cuenta con una fuerte presencia de una guitarra española (o un intento de). Quizá por eso vemos a Rihanna en plan gitana en este vídeo que por momentos parece una actualización 2017 de ‘La Isla Bonita’ pasada por el Little Haiti de Miami. Porque sí, la cantante ha tenido tiempo para el vídeo a diferencia de lo que sucedía con ‘Love on the Brain’.
El álbum de DJ Khaled se llama ‘Grateful’ y llega a las tiendas el 23 de junio. Los créditos vistos en Wikipedia son como para echar toda la tarde con ellos.
1. «(Intro) I’m So Grateful» featuring Sizzla
2. «Shining» Featuring Beyoncé and Jay Z
3. «To the Max» Featuring Drake
4. «Wild Thoughts» Featuring Rihanna and Bryson Tiller
5. «I’m the One» Featuring Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper and Lil Wayne
6. «On Everything» Featuring Travis Scott, Rick Ross and Big Sean
7. «It’s Secured» Featuring Nas and Travis Scott
8. «Interlude (Hallelujah)» Featuring Betty Wright
9. «Nobody» Featuring Alicia Keys and Nicki Minaj
10. «I Love You So Much» Featuring Chance The Rapper
11. «Don’t Quit» Featuring Calvin Harris, Travis Scott and Jeremih
12. «I Can’t Even Lie» Featuring Future and Nicki Minaj
13. «Down For Life» Featuring PartyNextDoor, Future, Travis Scott, Rick Ross and Kodak Black
14. «Major Bag Alert» Featuring Migos
15. «Good Man» Featuring Pusha T and Jadakiss
16. «Billy Ocean» Featuring Fat Joe and Raekwon
17. «Pull a Caper» Featuring Kodak Black, Gucci Mane and Rick Ross
18. «That Range Rover Came With Steps» Featuring Future and Yo Gotti
19. «Iced Out My Arms» Featuring Future, 21 Savage, Migos and T.I.
20. «Whatever» Featuring Future, 2 Chainz, Young Thug and Rick Ross
21. «Interlude» Featuring Belly
22. «Unchanging Love» Featuring Mavado
23. «Asahd Talk (Thank You Asahd)
En estos momentos está comenzando la nueva jornada de Sónar tras el protagonismo especial de Björk el miércoles y los grandes y/o interesantísimos conciertos de Princess Nokia y Arca ayer. Sónar, en colaboración con Culturebox y Les Films Jack Febus retransmitirá en directo más de 50 conciertos completos de este año y ofrecerá imágenes en Video On Demand después del festival. JENESAISPOP está entre los medios autorizados para compartir el streaming de estos shows. Estos son los horarios y el visor. Posibles cambios, en esta web.
Viernes 16
Sónar by Day
13.00-14.00 Diego Armando
14.00-15.00 Playback Maracas
15.15-16.05 Juana Molina
16.10-17.35 c/o pop: Lena Willikens
16.30-17.30 Jacques
17.35-18.35 Roosevelt
18.35-19.35 Stööki Sound
19.35-20.50 Fat Freddy’s Drop
20.30-21.30 Clark
21.00-23.00 Damian Lazarus
Sónar by Night
21.30-22.25 Mario Nieto
23.00-23.20 Judah
23.20-01.00 Craig Richards – Re-broadcast
01.00-02.15 Moderat
02.15-03.15 Jacques
03.20-05.00 Derrick Carter
05.05-07.00 Nina Kraviz
05.10-07.00 Dubfire
Sábado 17
Sónar by Day
13.00-14.00 Pauk
14.00-14.45 Fira Fem
14.30-15.15 Anímic
14.45-15.50 Telmo Trenor
15.50-16.50 Joe Goddard
16.30-17.30 Gaika
16.50-18.00 Zutzut & Imaabs
18.00-18.30 Nadia Rose
18.30-19.30 Nosaj Thing & Daito Manabe
19.35-20.10 Soulection
20.10-21.10 Keys N Krates
20.30-21.30 Sohn
21.15-22.45 Optimo
Sónar by Night
21.30-22.40 Fran Lenaers
22.45-23.45 Cerrone
23.00-00.15 Fat Freddy’s Drop
23.50-01.00 Clara 3000
00.20-01.20 Nick Hook
01.00-01.50 Mario Nieto – Re-broadcast
01.50-02.20 Justice
02.30-03.55 Avalon Emerson & Courtesy
02.35-03.50 Heidi
04.00-05.00 Vitalic ODC Live
05.05-07.00 The Black Madonna
Calvin Harris sigue compartiendo canciones del álbum ‘Funk Wav Bounces Vol. 1’, que sale a finales de este mes y será su primer disco en bastante tiempo sin EDM facilongo. De singles más bien “funk” como su propio nombre indica, el álbum incluía una colaboración con Katy Perry que había muchas ganas de escuchar, sobre todo tras el fracaso de los últimos dos singles de la artista, ‘Bon Appétit’ y ’Swish Swish’.
Katy Perry canta el estribillo pero no tiene el protagonismo esperado, pues las estrofas son en este caso de Pharrell. El ex Neptunes nos habla de que “nada dura para siempre” y pide un “beso robado”. Katy Perry contesta: “sé que no tienes miedo de estas sensaciones” (“feels”). Big Sean realiza a última hora un rap sobre unas guitarras tomadas de los 70 que no pueden ser más Nile Rodgers.
Mucho se está hablando del flop de Katy Perry… y poco del de Calvin Harris. Pese a que ‘Slide’ ha sido un pequeño sleeper, ninguna de las varias canciones de este disco que ha lanzado Calvin han repetido los numerosísimos top 1 y top 2 a que acostumbra en Reino Unido. ¿Era su objetivo? ¿Y el de ella? ¿Está tan claro?
‘Feels’, en la línea, no es el hitazo evidente que esperabas recondujera el año de Harris y Perry, aunque solo sea porque Williams y Big Sean están en la ecuación con un protagonismo considerable. Eso sí, el tema tiene su punto «catchy» y podría lograr la relevancia de ‘Slide’, que va por los 250 millones de reproducciones en Spotify. ¿Habrá vídeo?
“La única gente que me interesa es la que está loca, la gente que está loca por vivir, loca por hablar, loca por salvarse, con ganas de todo al mismo tiempo, la gente que nunca bosteza ni habla de lugares comunes, sino que arde, arde, arde, como fabulosos cohetes amarillos explotando igual que arañas entre las estrellas”. Hace justo 60 años se publicó ‘En el camino’, hoy se publica el nuevo trabajo de Lorde y, antes de que os preguntéis qué tienen que ver el libro de Kerouac y la neozelandesa, os invito a seguir leyendo.
La autora de ‘Team’ no describe ‘Melodrama’ como un “disco post-ruptura” (en Bustle, incluso, se preguntan si la forma en que aplicamos ese concepto no es un poco machista). “Es un disco sobre estar sola. Sobre la parte buena y la parte mala” dice, y no refiriéndose exclusivamente a estar soltera: “me fui de la casa familiar, a vivir sola y de repente me vi intentando averiguar: ¿quién soy cuando estoy sola? ¿Quién soy cuando estoy haciendo cosas solo para mí misma?”. Por supuesto un disco de ruptura no tiene que ser malo y, de hecho, puede ser muy bueno (como ejemplo más o menos reciente está ‘I Never Learn‘) pero, aunque su primer gran desengaño amoroso está bastante presente, ‘Melodrama’ no es eso. Es vivir tu vida, y concretamente tu juventud, contigo mismo, no en un pack. “Concretamente tu juventud” porque ‘Melodrama’ no habla “de estar sola y punto”. Habla de estar sola en una etapa vital concreta y en una generación concreta (ya expliqué esto) y, por ello, habla de esta etapa y esta generación quizás con una claridad y libertad que muchos otros no han conseguido – el talento de la chica para poder dibujar y unir todo esto también ayuda, claro.
Y, precisamente para unir todo esto, la cantante ha querido usar el contexto de una fiesta en casa con objeto de dar cohesión al álbum. La adolescencia de ‘Pure Heroine’, donde encontrábamos la frase “it feels so scary getting old” (‘Ribs’), da paso por tanto a la etapa siguiente en ‘Melodrama’, a un “¿y ahora qué?” muy bien construido a lo largo de un tracklist perfectamente dispuesto. Los dos conceptos principales del disco están bien representados tanto al inicio como al final (‘Green Light‘ da el pistoletazo de salida a este viaje -su “¿y ahora qué?” es casi literal- mientras ‘Perfect Places‘ lo cierra y ofrece una respuesta), y parece presentar una estructura en tres partes.
La primera encajaría tanto “la parte buena de estar sola” de la que hablaba Lorde como referencias a esa relación que terminó, y a otras no tan serias pero sí intensas. Tanto en ‘Sober‘ (¿tiene o no sample de ‘Your Body‘?), con su “ain’t a pill that could touch our rush / but what will we do when we’re sober?”, como en ‘Homemade Dynamite’ (“we’ll end up painted on the road, red and chrome / all the broken glass sparkling, I guess we’re partying”) se adentra en el éxtasis de esa noche, de esas noches. Pero también en lo engañosas que pueden acabar siendo ciertas sensaciones. ‘The Louvre’, co-producida por Flume, sigue por ese camino, y presenta una parte final instrumental en la cual, si cierras los ojos, puedes ver la cámara alejándose de Lorde y de la escena, convirtiéndote en espectador. Es curioso porque Lorde nos quiere llevar en primera persona por las historias del álbum, haciéndonos sentir -de forma eficaz- que las estamos viviendo… y esta maniobra final, que se repite en otras canciones (‘Sober II’, ‘The Writer in the Dark’ y ‘Supercut’), parece una forma de romper ese rol y pasar de protagonista a observador. Como si fuese una despersonalización producida por la música.
La segunda parte de esta estructura comienza con el choque respecto a lo anterior que supone ‘Liability‘, quizás la mayor joya de este segundo trabajo, y a partir de aquí las referencias a relaciones tienen un carácter más amargo, desde el “we are loveless generation / all fucking with our lover’s heads” de ‘Hard Feelings / Loveless’ (un interesante 2×1 de 6 minutos) hasta casi el final del disco. Probablemente con la referencia más clara al concepto de la fiesta (“lights are on and they’ve gone home, but who am I? / oh, how fast the evening passes, cleaning up the champagne glasses”) llega ‘Sober II (Melodrama)’, que es ciertamente una continuación – y menuda continuación- no en cuanto a sonido, sino en cuanto a temática. Casi podemos sentir a Lorde (o sentirnos) escribiendo resacosa eso de “apuesto a que te arrepientes del día en que besaste a la escritora en la oscuridad, ahora va a cantar y a tocar y a encerrarte en su corazón”: ‘The Writer in the Dark’ es, como ‘Liability’, un desnudo integral (“I’ll love you ‘til you call the cops on me”) en el que al final consigue sacar fuerzas y disfrutar de la vida por ella misma (“I let the seasons change my mind / I love it here since I’ve stopped needing you”). Un último vistazo a la relación es el que ofrece ‘Supercut’, con la co-producción de un miembro de Air, mucho más uptempo que las anteriores, y que parece pensada para cantarla a dúo con Robyn (ojalá). ‘Liability (Reprise)’ comienza a lo ‘Hide and Seek’ para transformarse poco después en el tema más ‘Pure Heroine’ de los nuevos, y sirve para cerrar este segundo grupo.
‘Perfect Places’ sería, por tanto, la única componente del tercer acto, uniendo características tanto del éxtasis de la primera parte como de lo amargo de la segunda. Y a la vez distanciándose de ambas a través de una reflexión: nuestra juventud nos lleva a vivir experiencias que son esos “lugares perfectos”, y esto no quiere decir que no tengan ningún fallo, sino que son perfectos en tanto que son experiencias únicas. Experiencias vividas con incertidumbre, euforia y miedo, todo a la vez, y Lorde consigue transmitirnos a la perfección esta mezcla de emociones a lo largo de las canciones que forman este regreso; lo oímos y, como influidos por su sinestesia, lo vemos, lo tocamos… en definitiva, también nosotros lo sentimos. En ‘Pure Heroine’ se nos mostraba una personalidad musical muy marcada, que aquí cumple la difícil tarea de extenderse por otros terrenos de historias y sonidos manteniendo su esencia (las letras, como el “I overthink your punctuation use / not my fault, just a thing my mind do” nos lo recuerdan) y sin traicionarse a sí misma, sino mejorando. Porque, sí, ‘Melodrama’ supera a su hermano pequeño. Y que la última frase de este álbum sea «what the fuck are perfect places anyway?” es muy significativo.
“Disco de ruptura”… ¿no será que el auténtico “melodrama” del que habla Lorde es vivir contigo mismo? Una auténtica putada a veces, pero una gozada otras, y lo más real que vas a tener. La lucha por superar el desamor y aprender a estar sola a la vez que no puedes evitar recordar, la lucha por descubrir quién eres, y quién vas a ser, a través de aciertos y errores, de distintas experiencias que vas teniendo en tu vida… o, como el concepto del álbum, que vas teniendo en una única fiesta. Una fiesta que, cuando se acaba, se acaba. Como tu vida. ‘Melodrama’ es estar loca por vivir.
Lorde actúa el 9 de octubre en Barcelona. Las entradas están a la venta.
Intentamos comenzar la primera jornada de Sónar tras la charla y el dj set de Björk con Princess Nokia, que se retrasa una hora sin previo aviso así que, sorprendentemente, nos topamos con el DJ set de Bewrut. Huyendo del calor acabo en Toxe, que pincha en el XS, una menuda diosa nórdica que nos arrolla con la furia de Odín a base de tralla descomunal y electro oscuro altamente adictivo. Pero he de regresar al Sonar Village para, ahora sí, presenciar la eclosión de una de las revelaciones de 2017. La intro de ‘Tomboy’ ya enciende al personal más que el calor (que, dentro de lo que cabe, se está comportando). Destiny Frasqueri irrumpe y es saludada como nuevo ídolo. Su imagen destaca toda su ambigüedad, sus contradicciones deliberadas; vestida como una diva R&B (más Solange que Beyoncé, por eso), pero potenciando su faceta de icono feminista, se nos muestra exhibicionista y tímida, chula y agradecida. Acompañada por una DJ, con todo pregrabado (los coros y hasta las voces), ella canta por encima, no se molesta en disimular; porque se encarga de ocuparlo todo con su carisma escénico. Que lo tiene a espuertas, de lo que da fe la gran cantidad de público que se concentra y unas primeras filas llenas de fans que se saben las canciones al dedillo. Y caen sus tres mayores hits: ‘Tomboy’, en que todos coreamos su demoledor estribillo: “With my little titties and my phat belly”, ‘Kitana’ y ‘Brujas’. Destiny hace crowdsurfing, se echa fotos con el público, nos tira colchonetas de playa, se muestra ahora dura, ahora más soul y sensual, exhibe la bandera de Puerto Rico, nos enseña el culo en un arrebato… El problema es que, tras el subidón inicial, la actuación se relaja y pierde fuelle. Cosa de empezar en lo más alto, aunque para acabar entona la preciosa ‘Dragons’, con su cadencia casi trip-hop. El público le canta el cumpleaños feliz, nos suelta un discurso sobre la sororidad… y se acaba abruptamente. Y se va sin cantar ‘Apple Pie’. Snif. Mireia Pería.
Forest Swords me sorprenden, para bien: me gustan muchísimo más en directo que en disco. No sé si será la atmósfera mágica del SonarHall, la iluminación o las hermosas proyecciones, pero el dúo (bajo y sintetizadores, guitarra a ratos) propulsa sus bandas sonoras de manera contundente y eficaz. Sobre una base dub y cierto tribalismo, oscilan entre el spaghetti western, el thriller y algún toque árabe. Ellos comienzan algo adustos, parapetados en la penumbra azul pero, a medida que avanzan, bailan con más furia y nos regalan unos graves atronadores, pero también se muestran extrañamente melódicos y melancólicos. Paisajismo rotundo y arrebatador. Mireia Pería.
Tommy Cash apareció solo, sin refuerzos ni en lo sonoro ni sobre las tablas, vestido de verde pistacho, en tirantes y con pantalón de chándal. Desde el principio nos pidió acompañarle haciendo coros y lalás pero con escasa respuesta por parte del público a pesar del considerable aforo. Únicamente logró ese «feedback» cuando bajó a unirse a las primeras filas y mostó carnaza. «Entonces sí, pídenos lo que quieras». A destacar la inquietud que generan sus vídeos. Es imposible no asociar sus proyecciones con Aphex Twin, sobre todo con ‘Window Licker’ y Cris Cunningham: una misma cara en distintos personajes. En esos visuales pudimos percibir más eclecticismo que en lo sonoro -donde se mostró más comedido-, y pudimos ver en muchos momentos a Picasso, Keith Haring, Bacon, Murakami, Basquiat… en pantalla, aunque tal vez lo que más seduce de Cash son los movimientos de cadera y de hombros, junto a los momentos en que mete más caña, algo que se cumple con ‘Winaloto’. Una vez vitoreada hay retirada de público, por muchos bpms que subiera. Sr John.
DAWN no cubrió nuestras expectativas entre bailarines a destiempo, voces pregrabadas a cascorropo y sin parar de gritar innecesarios «Barcelona, let’s go». Pensábamos que la apuesta sería más cercana a FKA twigs, pero no, la cosa fue más un quiero y no puedo. A pesar de todo, hay que reconocer que obtuvo una leve aceptación entre el público. Hay poderío vocal en algún lugar, pero sobre todo queda el recuerdo de oír voces mientras el micrófono está bien alejado de su boca. Supo a poco después de Princess Nokia. Sr John
Sobre Arca, confieso que, ahora que además de carne se ha vuelto palabra en ‘Arca’, me chifla lo que no me chiflaba antes. Alejandro Ghersi llega con Jesse Kanda (responsable de los audiovisuales) y todo está oscuro. Se parapetan tres en la mesa, se escucha sonido de lluvia y truenos y ¡chas! Arca emerge con un ceñido (y breve) vestido blanco y un látigo, y se pasea desafiante por una pasarela que atraviesa el SonarHall, que entiendo como símbolo fálico: Arca nos está penetrando. Se queda en mitad de la sala y arranca con ‘Piel’, mientras flores blancas sangran en la pantalla y Ghersi interpreta con el poderío de una folclórica. Que nadie se lo tome como un comentario ofensivo, porque la intensidad, las poses, el arrebato, los gestos torturados y cierto patetismo en su actuación, son los propios de las divas de la copla; con el plus de su soberbia expresividad corporal. A eso hay que sumarle las letras de amores prohibidos, masoquistas y dolientes. Sus temas son neoboleros; con cobertura electrónica y la voz tratada, pero con el fondo y la pasión de los clásicos. Aunque el concierto es irregular. Cuando el Arca-diva se lanza en mitad del escenario es soberbio, pero cuando recula, se queda detrás de la mesa o incluso desaparece del escenario durante minutos, el ritmo se resiente. Cada desaparición nos deja huérfanos, cada retorno a la pasarela, al drama, resulta avasallador, incluso en los momentos más contenidos, como ‘Anoche’, menos oscura y más melancólica que en el álbum. Pero tras ‘Miel’ Arca se retira y, durante un rato, solo se ve a Jesse Kanda, sentado en el escenario. Pasan los minutos y los audiovisuales… hasta que Alejandro reaparece, (des)vestido con chaqueta torera y exiguo tanga, exhibiendo su hermoso cuerpo, con una ‘Desafío’, más Hi-NRG que la original, que casi convierte en el momento culminante del concierto. El casi es porque la apoteosis llega, realmente, con un ‘Reverie’ demoledor. Pero, cuando más enardecidos estamos, nos abandona y nos deja con un extraño y naïve vídeo de un bebé. Bajona de nuevo. Por suerte ‘Coraje’ nos devuelve, con su línea de piano sintética y desafinada, al terreno de los amores desgarrados. Y cuando parece que la actuación ya va a acabar, nos avisa de que, si hay menores de edad, que evacúen la sala o que sus padres se hagan responsables de lo que van a ver. Intriga. En las pantallas aparece algo así como una endoscopia… que se convierte en un primerísimo primer plano de un fist-fucking a ritmo de ‘Whip’. El tipo que tengo detrás rompe a vociferar: “¡Brillante! ¡Metáfora!” (no sé si irónicamente). Y Arca aparece, claro, con su látigo y un corsé negro. Y se sumerge en el público y rapea sinsentidos sobre ‘Sinner’ hasta alcanzar el Apocalipsis sonoro, y él se pavonea, orgulloso y vencedor, mientras proclama su amor por el Sónar y obliga a Jesse a saludar. A pesar de la arritmia, una actuación apasionada, sobreactuada y triunfal. Mireia Pería.
Yung Beef, tras la desintegración de Pxxr Gvng, no dio todo lo que debería. Hubo lleno, sí, pero con estampidas espontáneas también. Tras los desajustes del principio, hasta el punto de repetir y tener que empezar de nuevo, presenciamos poco más que recordatorios «a la mami» a la hora de pronunciar las letras o en las muletillas, con un caos que no paró de ir y venir. Beef se agobia y aparece y desaparece de escena varias veces… y tampoco generando dramas. Algo no funciona del todo. Lo justifica diciendo que “somos pecadores”, lo cual cala. De nuevo entrada y salida del escenario. El público se viene arriba con bases de Rihanna, mientras pide más carne, bajadas con el público, subidas de camiseta y más de esos “sus quiero”. Al final era inevitable pensar “¿qué ha pasado aquí”? Igual no era cuestión entender nada… Sr John
Andy Stott tenía todas las papeletas para quedar en buen lugar, pero tampoco fue así. El artista no llegó a tocar la fibra de un auditorio, el SónarComplex, que estaba prácticamente lleno. Es verdad que estar en un espacio sentando en total oscuridad genera una predisposición, pero en este caso no fue para bien y fueron visibles las retiradas por aburrimiento de más o menos la mitad del público, que no entendió la propuesta. ¿Fue mal? En absoluto, pero con un par de trucos más, habríamos visto una presentación más coqueta y curiosa. Sr John
Fotos: Nerea Coll, salvo Tommy Cash, por Alba Rupérez.
Compartimos ya nuestra nueva playlist semanal de novedades, en la que encontramos los primeros avances de los nuevos discos de artistas tan populares como The Killers, Wolf Alice, Queens of the Stone Age, Monarchy o Shania Twain. También vuelve Macklemore y Coldplay comparten el tema ‘All I Can Think About Is You’ de su próximo EP ‘Kaleidoscope’.
Además comparten nuevos singles gente como Arcade Fire (la sorprendente ‘Creature Comfort’), Icona Pop, Calvin Harris acompañado de Pharrell, Katy Perry y Big Sean; The Pains of Being Pure at Heart o The Drums, este último ya con Jonny Pierce a solas. Por otro lado, llegan hoy al mercado los álbumes completos de Lorde, el excelente ‘Melodrama’; Fleet Foxes con su esperadísimo tercer disco; Beth Ditto o Kevin Morby y compartimos algunas de las canciones que no conocíamos.
La playlist incluye también algunas de las canciones de las que os hemos hablado esta semana, como son los casos de Bad Gyal, que presenta un llamativo videoclip producido por CANADA; Everything Everything con la pegadiza ‘Can’t Do’ o The Horrors, cuya ‘Machine’ enfrenta ahora críticas por supuesto plagio en su portada al trabajo de Jesse Kanda con Arca.
No dejéis de escuchar tampoco los nuevos adelantos de Bomba Estéreo, Oblique con Carlos Bayona, Ride, Imagine Dragons, Royal Blood o Algiers.
Arcade Fire han sorprendido, a la mayoría de la redacción para bien, con su nuevo single ‘Everything Now’, vuestra canción favorita en estos momentos como se desprende de los votos de nuestro nuevo top 20, que estamos a punto de publicar. Pero el grupo canadiense, aparte de presentar en vivo esta canción durante su actuación en Primavera Sound también presentaba otra nueva llamada ‘Creature Comfort’. Además, antes de ayer se intuía que algo iba a pasar con ella a raíz de un teaser con una caja de cereales.
Lo que ha pasado es que la canción ha aparecido en Spotify tan pronto como ya, apenas un par de semanas después de que escucháramos ‘Everything Now’ por primera vez. Se trata de una canción muy diferente al single anterior, en la que Arcade Fire exploran la electrónica a lo Kraftwerk más que nunca, aunque manteniendo también otro tipo de influencias, más americanas, y aportando algunas ideas de cosecha propia, como esos falsetes.
La canción parece un himno anti-fama y anti-popularidad, que aboga por el amor a uno mismo sobre todas las cosas. Su letra arranca «algunos chicos se odian a sí mismos, y pasan su vida con resentimiento hacia sus padres / algunas chicas odian sus cuerpos / se miran en el espejo y esperan una respuesta». «Dios, hazme famoso» y «no quiero esto» son algunas de sus frases más repetidas.
Poco después de que el tema apareciera en las plataformas digitales, el grupo ha subido una suerte de lyric video en el que vemos a Arcade Fire interpretar la canción inmersos en los juegos de luces.
Os recordamos que Arcade Fire publican su próximo disco en un mes y medio, el próximo 28 de julio.
El DJ set de cuatro horas de Björk en SonarHall inauguró el día de ayer la nueva edición del festival Sónar. La islandesa, que unas horas antes había dado una interesante charla exclusiva en SonarComplex, pinchó rodeada de plantas y arbustos colocados para la ocasión, como en una especie de oasis imitando la jungla amazónica… situado en la Logia negra de ‘Twin Peaks’.
Björk avisó en su charla de que su set empezaría lento y se animaría progresivamente. Y así fue: su primera elección fue una composición a piano minimalista -desconozco el autor pero podía ser Arvo Pärt perfectamente-, al que siguieron unos hipnóticos cantos tribales, un tema de Arca y un a capela de Kate Bush. Para mantener la atmósfera, Björk evitaba los cambios abruptos y unificaba cada tema a través de unos cantos de pájaro en plan «new age» (o como llama ella, «música de un mundo extraño»). Cada vuelo daba paso a una fase distinta de la realidad fantasiosa y extraña que Björk evocaba en su sesión.
La sesión de Björk se enfocó sobre todo en dos mundos distintos, en principio completamente opuestos, como son la música folclórica no occidental y la electrónica de vanguardia. La selección folclórica de Björk se compone de ritmos y melodías aparentemente de Marruecos, Pakistán, India, también de la África negra, probablemente Etiopía, y se percibe hecha con respeto por las tradiciones «exóticas», aunque muchos podrían convencerme de que la islandesa se… ¿apropió? demasiado estos sonidos…
En el otro extremo, la segunda parte del set de Björk es sobre todo electrónica: la cantante pasa un buen rato jugando con ritmos de tecno dislocados y agresivos recordando los sueños virtuales de Oneohtrix Point Never. En esta fase de su set la islandesa hace malabares con la paz y el caos de sus ritmos más esquizofrénicos y moldea los tempos a su antojo, por momentos rozando lo desagradable. Se integran durante esta fase más ritmos folclóricos y da el golpe definitivo ‘BirdFlu’ de M.I.A., que lo une todo y supone probablemente el punto álgido de la noche.
En la parte final del set hay tiempo por supuesto para el R&B, pero Björk sabe que unos “grooves” orientales pueden con todo y los chorros de sudor que empaparon anoche el suelo de SonarHall se deben a ellos. La cantante no se olvidó de Rihanna y, entre otras, pinchó ‘Pose’, un bonus infravalorado por feísta, pero que es todo un temazo, ni tampoco de El Guincho (‘Bombay’ sigue abrasando como el primer día) aunque decepcionó cerrando con una balada azucarada de los cincuenta, menos graciosa de lo que probablemente pretendía, más “esto se ha acabado, largaos de aquí, gracias”. Minucia no obstante frente a la gran sesión que la ha precedido y que ha inaugurado el Sónar por todo lo alto.
El de Bomba Estéreo es uno de los directos más vibrantes que se hacen actualmente. Así que solo podemos celebrar que el dúo colombiano anuncie fechas en nuestro país. Son el 30 de agosto en La Riviera (Madrid) y el 31 en Razzmatazz (Barcelona). Las entradas se ponen a la venta este viernes 16 de junio a las 12 horas en los puntos de venta habituales.
El grupo presentará su nuevo disco, del que ya se ha dado a conocer el adelanto -muy Mad Decent y un poquito M.I.A.- ‘Duele’, más bailable de lo que parece tras su inicio. El regreso de Bomba Estéreo es esperadísimo tras el éxito de su último disco, ‘Amanecer’, que fue nominado a los Grammy latinos, recibió el Disco de Oro por sus ventas en Estados Unidos y produjo un exitazo del tamaño de ‘Fiesta’, gracias en parte a la colaboración de Will Smith.
Además de premios y otros reconocimientos, ‘Amanecer’ ha llevado a Bomba Estéreo por todo el mundo, lo que incluye festivales como Roskilde, Coachella o Glastonbury. Su fusión de ritmos latinos y electrónica bailable ha conquistado el mundo gracias a canciones como ‘Fuego’, ‘Soy yo’ o ‘Somos dos’ y en España hemos tenido el privilegio de verlos por ejemplo en Festival Cruïlla, donde el año pasado ofrecieron uno de los directos más divertidos.
Björk ha inaugurado la nueva edición del Sónar con una sesión de cuatro horas en SonarHall. Antes, la cantante islandesa se ha pasado por el auditorio de SonarComplex para hablar sobre su pasión por las mezclas, el machismo en la industria de la música, su nuevo libro de notaciones o la importancia de aceptar la variedad musical en el mundo.
“No intento ser la que mejor pincha sino compartir un viaje a través de mi librería de canciones”. Como demostrará Björk después en su sesión en SonarHall, una pinchada de la islandesa es un viaje por diferentes tiempos y culturas. Sentada frente al periodista Brandon Stosuy de The Creative Independent, la cantante asegura de hecho que pinchar le proporciona un sentimiento de comunidad ante la música y que en ese sentido le recuerda a sus años de juventud en Islandia y a sus primeros años en la escena clubbing de Nueva York.
En los últimos años, Björk ha encontrado en las sesiones una nueva vía de expresión basada en la excavación de la diversidad musical en el mundo y en los que caben desde cantos tribales a alucinaciones EDM pasando por canciones de Rihanna. La islandesa dice que cuanto mas música descubre más lamenta no poder dividirse en cinco para poder escucharla toda y que esta realidad impregna su actitud ante la composición. “Me encantaría poder hacer cincuenta discos más antes de morir pero trágicamente solo puedo llegar a hacer la mitad”, indica.
Curiosamente Björk dice que pincha con GarageBand, que son “como ProTools para niños”, pero la islandesa se toma tan en serio sus sesiones como su música y así es como quiere que su público la trate. De hecho la cantante ha publicado recientemente un libro de notaciones con partituras de canciones propias, entre otros motivos para silenciar a aquellas personas que no saben que es compositora en el sentido clásico del término. “Todavía hay gente que no se ha dado cuenta de que compongo mis propios arreglos y creo que es esta actitud es machista”. Björk recuerda su histórica entrevista con Pitchfork y celebra que generara debate e impulsara a chicas de todo el mundo a defender su autonomía musical.
Otro motivo que justifica la salida de este ’34 Scores’ es la defensa de Björk de una educación musical verdaderamente moderna que combine tradición clásica con tecnología puntera al modo de sus propios proyectos educativos, que ya se han implantado en escuelas de todo el mundo. La autora de ‘Vulnicura’ quiere que se enseñe a tocar el piano tanto como el sintetizador y es en la posibilidad de esta sinergia entre dos mundos distintos donde Björk encuentra la razón misma de enseñar música. Para la cantante, la variedad es la realidad de la música y no tiene sentido actuar como si Chaka Khan, la banda sonora de Star Wars, Rihanna o la música india que escuchas en un viaje en Uber no fueran la misma cosa.
Como demostrará después Björk en su sesión de cuatro horas, su filosofía frente a la música se transmite en su acción tras el ordenador. «Lo que intento con mis sesiones es presentar una cornucopia de la música humana. ¡Los humanos son maravillosos!», asegura. «Excepto uno», apunta no obstante. «No voy a nombrar el nombre de cierto presidente». Ni falta que hace…
Estos días habréis visto por doquier noticias sobre ese anuncio de la marca de cerveza Mahou en el que el actor argentino Alberto Ammann cuenta una historia sobre un grupo de viejos rockeros llamado Desleales que aceptó tocar un concierto en un pequeño pueblo de Cantabria a cambio de 6.000 botellines de la marca, a consumir cada año que fueran a tocar allí. Resulta que la historia es real, como explica a El Español el propio Tony de Juan, veterano músico que tocó en grupos tan importantes en los 80 como Ñu o Coz y que formó Desleales junto a unos amigos y por diversión. Mahou, por supuesto, vio un filón en la historia y la quiso aprovechar invitando a los propios protagonistas a aparecer (aunque lo que suene de fondo sean los Porretas) en su campaña a cambio, eso sí, “de un pastizal”.
De inmediato se sucedieron las quejas de músicos, público y políticos que han entendido esa leyenda y mensajes como «Aún hay gente que hace las cosas porque le gustan” como una absoluta atrocidad: insinuar que los músicos pueden hacer su trabajo a cambio de limosnas en forma de chucherías o víveres, de un trueque. Músicos como Guille Galván de Vetusta Morla, el Niño de la Hipoteca o Carlos Fernández Abril, que inició una petición de retirada del anuncio en Change.org, no han visto tolerable que el asunto se tome como una licencia literaria o televisiva. También otros, que han preferido mantenerse en el anonimato para, probablemente, no ofender a ningún patrocinador, como algunos de los consultados por Diana Aller en El Mundo (hay que alabar la valentía de Yanara Espinoza, de Papaya, al hablar tanto y tan claro, de manera abierta).
Algún otro músico, como Nacho Casado de La Familia del Árbol (que prepara su primer disco en solitario para después del verano, llamado precisamente ‘Verão’), advierte que lo que plantea el anuncio no solo sucede sino que se acepta como intercambio para poder permitirte seguir haciendo lo que te gusta, tal y como refleja el anuncio: “tocar por bebida, descuentos para bebida, comida o cena, pases gratis, gafas de sol, abonos para festivales y demás cosas que no son dinero ocurre. Salvo esos profesionales tan dignos, los demás nos comemos un poco los mocos. Eso sí, somos autónomos, pagamos impuestos y tenemos dos y tres trabajos para seguir tocando”.
Casi inmediatamente, el anuncio fue no retirado pero sí modificado (excluyendo esa parte de Los Desleales) y Mahou ha emitido un comunicado disculpándose, “por todo el amor que sentimos hacia la música”. Lo cierto es que el asunto que subyace tras esto es la precariedad laboral, algo padecido por toda la sociedad y que se ceba especialmente en un colectivo como el de la Cultura y el Arte –no solo la música–, despreciado sistemáticamente a nivel educativo y social por administraciones de todo signo.
Por eso precisamente el papel de las marcas de bebidas alcohólicas (principal, pero no únicamente: también tecnología, moda, medios de comunicación…) como mecenas se ha hecho fundamental. Nos guste más o menos, es de lo poco que permite que exista un tejido de salas y festivales que den soporte a muchos músicos y profesionales del sector cultural. Las marcas no pagan con cerveza sino con dinero a los promotores y eso revierte a los músicos, también a algunos de los ofendidos. ¿O nadie recuerda que varios músicos, mucho más conocidos y también a cambio de su correspondiente caché, han sido protagonistas de este tipo de campañas años atrás? ¿No hay, por ello, algo de hipocresía en estas quejas?
Así lo explica un profesional del mundo musical, dedicado a explotar patronicios, en el citado artículo de Diana: “Las marcas de cerveza pagan generosamente a los grupos. Y si no fuera por las marcas de cerveza, no habría festivales ni multitud de eventos que acercan los grupos a la gente. Apoyan cosas realmente pequeñas y «suicidas», de donde no obtienen ganancia… Por supuesto esto tiene un lado oscuro, que se crea una dependencia de ciertas marcas, pero es el peaje que hay que pagar”.
Esto, en realidad, muestra la fragilidad de un sector en el que, sabiendo que la única manera de profesionalizarse es aceptando el mecenazgo de empresas, a la vez se carga contra los que aceptan tocar por fruslerías, obviando que para aquellos no es nada fácil hacer llegar su música a un público potencial, y supone tener incentivos para no desfallcer. En todo caso, es sano que se haya abierto este debate y parece razonable que se invite a los músicos, grandes y pequeños, a consensuar criterios ante las marcas y a pedir una parte más equitativa del pastel de los patrocinios de salas y festivales, como apunta Pablo Schvarzman, portavoz de Sindicatos de Música (y miembro del grupo Seward). «En algunas series o películas se habla de product placement, pero jamás se hace en referencia a un escenario”, ha dicho en declaraciones a El Diario. «Nosotros cobramos por hacer nuestro trabajo, pero si además tenemos que participar en un photocall, creo que es un dinero que se debe negociar aparte”.
Parte de la redacción evalúa el single de regreso de Arcade Fire.
«Hace unas semanas os comentaba las similitudes que encontraba entre ciertas ideas de Arcade Fire y de Lorde… y precisamente ella publicaba hace unos días un tuit haciendo referencia al nuevo single de los canadienses. En ‘Everything Now’, esta similitud vuelve a darse: además del acierto del momento flauta, ha sido también muy comentada la mirada al pasado que supone el toque ABBA (¿a alguien más le vino a la cabeza ‘Dancing Queen’?), y que tiene una lectura curiosa si interpretamos la letra como una crítica a la necesidad consumista de tenerlo todo ya, cuando quieras y donde quieras, de usar, gastar, quemar, arrasar con todo -¿disfrutando de verdad?- y lamentarnos cuando acaba («I’m in the black again, can’t make it back again»). Pero lo nuevo de Win, Régine y compañía no se queda en la capa fácil de «en mis tiempos éramos más reales y vosotros sois unos niñatos que no sabéis disfrutar»; el hecho de que el sistema nos considere como máquinas que tienen que dar lo máximo de sí mismas todo el tiempo, como algo que exprimir, ha sido una temática ya explorada en su discografía, y el «we turn the speakers up til they break cause everytime you smile is a fake» tiene otro significado, además del ya dicho, recordando a ese «pon la música tan fuerte que no pueda pensar que nada quedará como estaba». Invita a gritar y parar la máquina, a rebelarse y vivir el momento disfrutándolo en lugar de quemándolo. Demasiadas ganas de escuchar el resto del disco.» Pablo N. Tocino.
«Lo de ABBA y Templeton ya está más que comentado, así que me lo salto mientras me pregunto si me gusta ‘Everything Now’. Pues sí y no. Me encanta que carezca de complejos, que sea tan tozuda y premeditadamente hortera, tan tópica, con esa línea de bajo y riff de piano manidos y los coros autoparódicos. Me subyuga la energía que transmite, su euforia forzada pero extrañamente sincera a la vez. Lo que no me gusta tanto es la sensación que da de ser el tema que cierra un disco, no el que lo presenta. Supongo que es por la estructura, que hace que la canción parezca estar terminando desde el primer minuto -¡aunque luego no se acabe nunca!-. Por todo esto, ‘Everything Now’ me deja un regusto entre deleitoso y frustrante». Mireia Pería.
«Oyendo su primer disco, nunca pensé que Arcade Fire se renovaran tanto y tan bien. Sus tics siguen estando por ahí, emergiendo de vez en cuando («lololololoooo-loroló»), pero desde su gran obra maestra ‘The Suburbs‘, con cada primer single de cada uno de sus álbumes nos han dado una gran sorpresa. Si ‘Reflektor’ era un disco inyectado de retrofuturismo a lo DFA con coros de David Bowie, este agridulce ‘Everything Now’, pensado para bailar con lágrimas en los ojos, retoma el sonido Abba pero sobre todo su filosofía: que la canción sea recordada desde la primera escucha. «Si no, no vale» era la máxima de los suecos, aquí muy bien aplicada. ¿De verdad que Los 40 Principales no va a comprar esto? Demasiadas ganas de escuchar… el primer single de su siguiente álbum». Sebas E. Alonso.
Foo Fighters no son los únicos rockeros con pedigrí que vuelven este año y además con un buen single. También Queens of the Stone Age publican disco en 2017, un ‘Villains’ que sale el 25 de agosto a través de Matador y que se adelanta con la vibrante ‘The Way You Used to Do’, un single potente basado sobre todo en un gancho de guitarra eléctrica seca, escurrida y que da calambre. No desentona en principio entre hitazos tipo ‘No One Knows’ y ‘Sat By the Ocean’.
El grupo ha querido aclarar que el título de ‘Villains’ no es una «declaración política». «No tiene nada que ver con Trump o con esa mierda», ha apuntado. «Es simplemente una palabra fantástica y un comentario sobre las tres versiones de cada escenario: el tuyo, el mío y lo que ha pasado en realidad… Todo el mundo necesita algo a lo que enfrentarse, su yo malvado. Es algo que no puedes controlar. Lo único que puedes controlar es cuando te dejas llevar».
Esta semana, el grupo liderado por Josh Homme ha confirmado su regreso a través de un curioso teaser en el que el grupo aparece sometiéndose a un polígrafo sobre su nuevo disco, donde contesta preguntas relacionadas con los detalles del mismo que el grupo niega. En el teaser hace un cameo el productor del disco Mark Ronson, y suena un trozo de una canción nueva, ‘Feet Don’t Fail Me’.
Tras 15 años más o menos retirada de la vida pública, la cantante de country que más discos ha vendido de la historia, Shania Twain, que acapara tres discos de diamante y 20 discos de platino, estos últimos por su tercer álbum, ‘Come on Over’, regresa este año con su primer álbum en 15 años, un ‘Shania NOW’ que no, pese a su título no es un recopilatorio sino un nuevo trabajo de material inédito.
‘Shania NOW’ sale el 22 de septiembre y se presenta con un single country-pop totalmente en la onda de ‘I’m Gonna Getcha Good!’ y ‘Man I Feel Like a Woman!’ que se titula ‘Life is About to Get Good’. Esta vez sin exclamación . El tema tiene gancho, aunque no está claro que pueda competir con las Adeles y las Taylor Swifts de hoy en día en una radio alérgica a los artistas veteranos.
Efectivamente, 15 son los años que Twain lleva más o menos retirada de los escenarios: por supuesto, durante este tiempo ha actuado en su propia residencia en Las Vegas y ha girado por Estados Unidos y Canadá con ‘Rock this Country Tour’ pero no ha tocado fuera ni ha sacado disco desde 2002, cuando salió el exitoso ‘UP!’. En todo este tiempo, Twain ha estado, por ejemplo, combatiendo la enfermedad que padece, Lyme, aunque sobre todo ha sido su divorcio de su marido, con quien llevaba precisamente 15 años casada, el que ha inspirado este nuevo disco.
Dos figuras destacadas del pop y el rock independiente internacional, una inglesa y otra americana, una veterana y otra más reciente, publican sendos discos este año y ambos se presentan hoy 15 de junio con canciones muy suaves e incluso podríamos decir que «easy-listening», aunque en estilos distintos.
Los primeros son The Clientele, famosos por sus canciones otoñales y melancólicas en el estilo de Mazzy Star, que vuelven con su primer trabajo en siete años, ‘Music for the Age of Miracles’. El álbum sale el 22 de septiembre y se adelanta con la bonita ‘Lunar Days’, un tema de nuevo en su estilo de soft-rock sombrío con guitarras acústicas y coros «uh-uh-uh» que nos habla sobre ir a la deriva y sin rumbo.
El segundo artista que vuelve es Washed Out, del que ya os hemos contado que publica ‘Mister Mellow’ el 30 de junio, un disco con portadón que se ha presentado con el fantástico single ‘Get Lost’. Ernest Green, alma tras el proyecto, ha estrenado hoy un nuevo tema de este disco, un ‘Hard to Say Goodbye’ que es totalmente «easy-listening» en su acercamiento a los ritmos balearic house oníricos de Air France. Evoca viajes en yate, mojitos, la Italia con sabor a helado de pistacho de Phoenix… esas cosas. Muy fino.
Este año, los premios Grammy llegarán renovados a su sexagésima edición, pues el comité de la Academia ha anunciado hoy varios cambios en su sistema de votaciones de cara a la próxima gala de los premios, que se celebra el 28 de enero de 2018. La más importante es que las votaciones se harán ahora a través de internet. Los miembros de la Academia entregarán sus apuestas a partir de ahora online en lugar de por papeleta para evitar fraudes, votos inválidos y para dar flexibilidad a los artistas que estén de gira (parte de la afiliación de la Academia se compone de artistas).
Otro cambio importante corresponde a la categoría de Disco del año: ahora compositores, no solo intérpretes, productores o ingenieros a los que corresponda un 33% o más del trabajo de un disco podrán recoger el premio. «Previamente a estos cambios los compositores no podían aspirar a esta categoría».
También se ha establecido un comité de revisión para las categorías de rap, instrumental contemporáneo y «new age» con la intención de asegurar mayor transversalidad de cara a las nominaciones y «eliminar votaciones inclinadas a lo más popular que pongan en situación de desventaja a artistas emergentes, a la música independiente y a los discos que salen a final de año». Este cambio parece motivado por la victoria de Chance the Rapper en la categoría de Mejor disco de rap en la pasada edición de los Grammy. El disco ganador, ‘Coloring Book’, es una mixtape gratuita que no ha salido en formato físico, nunca se ha puesto a la venta y no pertenece a ninguna discográfica.
Se ha enmendado también la «definición de álbum» de los Grammy, que aceptará ahora discos con pistas individuales de más de treinta minutos de duración para no discriminar obras que contengan pistas más largas, concretamente en los campos de la música clásica, el dance y el jazz. Y por último, en la categoría de Mejor canción escrita para una banda sonora se aceptarán la versión de una canción compuesta para el medio aunque esa misma canción aparezca en otra versión en una categoría distinta. Antes, solo una única versión de una canción podía aspirar a un Grammy.
Desde hoy jueves 15 de junio y hasta el próximo domingo 18 incluido se celebra en la Sala Razzmatazz de Barcelona una nueva edición de This Is Hardcore. Estas son algunas de las cosas que podrás encontrar en su cartel. Toda la información, en la web oficial.
Skream
El jueves no hay Sónar de Noche, por lo que la propuesta de la sala barcelonesa es ineludible para los desplazados a la ciudad con pocas ganas de volver a casa. Mientras en The Loft encontraremos el potente live de Vril y varias sesiones de house y techno a cargo del sello Jaunt, y en Lolita otro live de Harvey Sutherland y su banda en vivo Bermuda, el espacio principal de RazzClub estará ocupado por una fiesta Bugged Out! en la que podrás ver a Dusky y Kölsch, además de a Skream como cabeza de cartel entre 4.20 y 5.45 de la madrugada. El productor británico fue uno de los nombres clave en el desarrollo de la escena dubstep la década pasada, publicando su álbum homónimo en 2006 y triunfando a lo grande con su proyecto colaborativo Magnetic Man. Os dejamos con su single ‘You Know, Right?’. Por cierto, los más poperos podréis ver a Santi Capote y Algar en Pop Bar.
Mall Grab
También este jueves será el turno de Mall Grab, un joven de 22 años y Newcastle que a través de multitud de EP’s publicados en distintos sellos ha conquistado a gente como George Fitzgerald y Four Tet. El último de ellos recibe el ilustrativo nombre de ‘Pool Party Music’ y es toda una batidora de géneros que podría verse como la respuesta festiva y definitivamente llenapistas de Avalanches en el hit ‘B.F.O.D.A.A.S.’ o el corte titular.
Lady Leshurr
Un día después, o sea mañana viernes 16 de junio, la gran protagonista de la sala grande de Razzmatazz será Lady Leshurr, como parte de la fiesta FUEGO. La rapera y productora inglesa es autora de una serie de EP’s “Queen’s Speech” cuyo mayor hit es la parte 4, que acumula 14 millones de reproducciones en Spotify. Además, hace tan solo un mes ha publicado un EP llamado ‘Mode’ que contiene el pelotazo ‘Juice’. Ningún fan de M.I.A. puede perderse su manera de taladrar, y ningún seguidor de Nicki Minaj y Azealia Banks su presumible presencia sobre el escenario. Ben Sims estará mientras tanto en The Loft.
Coyu y Planetary Assault Systems
El sábado será momento de reivindicar al sello Hypercolour en The Loft, con más de una década de historia. Mientras, RazzClub acogerá el proyecto del barcelonés Iván Ramos “Coyu”, que aparte de cerrar la noche esperemos que con pepinazos como el reciente ‘Sun and Sand’, contará inmediatamente antes con un directo de Planetary Assault Systems, el proyecto de Luke Slater, que acaba de editar ’The Light Years Reworks’ recopilando una serie de remezclas de temas suyos. Hay uno, por cierto, de Function, que estará un día antes en This Is Hardcore, el viernes en The Loft, mano a mano con el mencionado Ben Sims.
Mathew Jonson
No faltará en la fiesta Hypercolour de The Loft del sábado el propio Jamie “Cedric Maison” Russell ni tampoco los dj sets de Radio Slave y Ste Roberts. Entre los lives, el de Sebastian Mullaert y el de Mathew Jonson, probablemente entre el techno, el acid y quizá, un poquito de French touch. El artista, que estudió piano de pequeño, ha sido baterista de jazz y ha tocado la batería en marchas populares, empezó a estudiar los sintetizadores con tan sólo 9 años.
Como bonus, cabe destacar que el domingo hay fiesta INSERT, desde las seis de la tarde en la misma sala. En ella se han querido destacar los valores locales del techno, sin VIP’s, ni móviles, ni gogós, ni fashion victims, con cerveza y refrescos a 3 euros y con penalización expresa de los comportamientos homofóbicos, dada la colaboración con Observatori contra l’Homofòbia. Estarán Anika Kunst, Audiolux, Flug, Korben Nice, Miki Craven, Røtter, Serkin, Sinert y Spear divididos en dos espacios, club y terraza.
Monserrat, grupo que toma su nombre de su fundador Javier Monserrat –inquieto músico alicantino que también forma parte de Rusos Blancos y ha tocado para El Hijo, Bella Darling o Francis White–, busca editar su segundo disco de estudio tras el bonito álbum de debut que editaron en el año 2014. Y como aquel, pretenden hacerlo a través de un crowdfunding que han iniciado en Verkami.
En él el grupo ofrece las recompensas para colaborar en la edición física y digital de ‘Navega’, que así se llama este nuevo álbum: al intercambio de aportaciones monetarias por los clásicos vinilos, CDs, camisetas, bolsas de tela, entradas de conciertos o conciertos directamente en tu casa, destacan también un pack especial para tiendas, otro que incluyen unas gafas de VR que dan acceso a vídeos exclusivos de actuaciones del grupo en 360º o pasar un fin de semana con el grupo en Altea, su pueblo, para comer una paella con ellos.
Monserrat debutaron en 2013 con un EP homónimo al que, tras un crowdfunding exitoso, sucedió su álbum de debut homónimo. Un disco de aires clásicos, a lo Beach Boys, Buffalo Springfield, Love o Brincos, que deslumbraba especialmente en canciones como ‘Canción de otoño’ o ‘Marta y Sergio’. Con él ofrecieron unos 30 conciertos a lo largo de aquel año, antes de centrarse en componer nuevas canciones. Estas comenzaron a llegar el pasado año con un 7” que incluía en una cara la canción ‘Brillar’ y en otra ‘La ventana’, un precioso dueto con Miren Iza de Tulsa, que daban pistas de su actual sonido, más eléctrico y recuperando la psicodelia de sus inicios.
Los artistas son cada vez más rebuscados a la hora de patentar cosas. En 2015 Taylor Swift registró frases de su último disco como «this sick beat» para evitar que se utilizaran con fines comerciales en productos. El año pasado, Kylie Jenner intentó registrar su nombre de pila para disgusto (y finalmente victoria legal) de la única Kylie que existe. Y ahora Gene Simmons de KISS les ha superado a las dos.
El cantante de Kiss, informa The Hollywood Reporter, quiere registrar como marca el gesto de mano cornuta típico del heavy metal. Sí, este: 🤘🏻 De hecho ya ha registrado la petición a la oficina de patentes de Estados Unidos. Simmons defiende que fue él quien utilizó este gesto con fines comerciales por primera vez en 1974, exactamente el año en que se publicó el álbum debut de KISS. Sin embargo hay ejemplos que contradicen esta afirmación, como la portada del single ‘Yellow Submarine/Eleanor Rigby’ de los Beatles de 1966, donde John Lennon aparecía haciendo este mismo gesto.
Si bien su uso se ha normalizado sobre todo en la cultura del rock y el heavy metal, este gesto ya existía desde mucho antes de que Simmons siquiera naciera, por ejemplo en las culturas india o italiana. Por supuesto Simmons no niega esto, sino defiende que nadie había utilizado este gesto en la industria musical antes de KISS, pero tampoco es cierto, así que se las va a ver canutas para patentarlo.
Como cada mes, renovamos nuestra playlist con las mejores canciones del momento. Estas son las nuevas 30 seleccionadas por la redacción:
Arcade Fire / Everything Now: Abre la playlist el que tiene pinta de ser el top 1 de nuestra próxima lista semanal votado por el público, el primer adelanto de lo nuevo de Arcade Fire, que estrenaban el pasado Primavera Sound. Amateur / El Golpe: Primer adelanto del nuevo disco de Amateur, con tres miembros de La Buena Vida. JENESAISPOP ha estrenado su vídeo en exclusiva. C. Tangana / Mala Mujer: La gran sorpresa de la lista oficial de singles española es el modo en que C. Tangana se ha colado de mano de Sony con esta canción que aúna reggaetón con salsa, bolero y hasta una pizquita de acid. Kali Uchis, Jorja Smith / Tyrant: Tras su celebrada mixtape, Kali Uchis se saca de la manga este hit de dancehall que anticipa el que ha de ser su primer disco oficial. Carly Rae Jepsen / Cut to the Feeling: La responsable de ‘Call Me Maybe’ pero también ‘EMOTION’ vuelve con una canción que vuelve a ser puro «early Madonna«, en concreto en ese inicio tan ‘Lucky Star’. Danny L Harle / Happy All the Time: Nuevo himno de la factoría PC Music, en este caso de mano de Danny L Harle, y con un puntito en la producción al mítico ‘You’re Not Alone’ de Olive. Miley Cyrus / Malibu: Hermoso single de presentación del próximo disco de Miley Cyrus, entre el folk y el dance de los últimos Coldplay. OMD / Isotype: OMD demuestran que se mantienen en forma en el primer sencillo de su nuevo álbum, que sucede al notable ‘English Electric‘. Rae Morris / Reborn: El tema de la cantante Rae Morris que tanto comparábamos con la Björk de ‘Homogenic’ tiene un punto kraftwerkiano también (como el anterior tema de OMD) y otro de la mejor Laura Mvula. Alvvays / In Undertow: Los encantadores Alvvays, que publicaban un notable debut hace tres años, vuelven con un acertado nuevo single que adelanta su próximo disco, que sale en septiembre.
Halsey, Lauren Jauregui / Strangers: Mejor que el primer single -demasiado Rihanna- de ‘hopeless fountain kingdom‘ es este tema abiertamente rollo bollo que Halsey no quiso interpretar con Katy Perry, sino con alguien que fuera bisexual de verdad, Lauren de Fifth Harmony. alt-J / In Cold Blood: El sugerente pop sofisticado «love it» or «hate it» nos ha dejado esta gran joya incluida en ‘Relaxer‘ y a la postre su single más claro. Selena Gomez / Bad Liar: Curiosa incursión en el sonido Fiona Apple de Selena Gomez, que prepara nuevo álbum tras haber triunfado con ‘It Ain’t Me’. London Grammar / Oh Woman Oh Man: Sin duda uno de los grupos favoritos de nuestros lectores en los últimos tiempos son London Grammar, que acaban de editar su segundo disco y serán mañana número 1 en Reino Unido. ‘Oh Woman Oh Man’ es solo uno de sus muchos singles interesantes. Zola Jesus / Exhumed: Flamente regreso de Zola Jesus que va a gustar tanto a los fans de ‘Taiga‘ como de Woodkid y Björk. Su disco se espera para el 8 de septiembre. Aldous Harding / Imagining My Man: Una de las representantes en esta playlist de nuestros últimos Discos Recomendados es Aldous Harding, con quien además teníamos la suerte de charlar hace poco. Estupenda esta ‘Imagining My Man’, en la que brilla la fragilidad de su voz. Gepe / Hablar de ti: Ya es verano en uno de los temas del nuevo disco del chileno Gepe, ‘Ciencia exacta‘, que estos días promociona en nuestro país. ‘Hablar de ti’ empieza a un ukelele pegado pero tiene un precioso desarrollo orquestado y jazzie. Saint Etienne / Dive: Entre las canciones del nuevo disco conceptual de Saint Etienne, ‘Home Counties‘, encontramos esta ‘Dive’ de sonido ‘Vacaciones en el mar’ que perfectamente podría haber aparecido en su selección «Songs for Mario’s Cafe». Cigarettes After Sex / Apocalypse: También entre nuestros Discos Recomendados, el debut largo de Cigarettes After Sex, perfecto para seguidores de Mazzy Star y Beach House. Reseña, aquí. Dagny / Wearing Nothing: Nuevo pelotazo electro pop de la noruega Dagny, a la que recientemente vimos actuar en Madrid.
Novedades Carminha / Te quiero igual: Tras consolidarse con su último disco, ‘Campeones del mundo‘, Novedades Carminha han sorprendido con un nuevo sencillo con divertida cita a Los Planetas y más divertidos todavía coros en falsete. Mura Masa, Desiigner / All Around the World: Desiigner acompaña a Mura Masa en este nuevo hit para el debut oficial de este, que presentará el próximo mes en el FIB. Bad Gyal / Jacaranda: Mientras sus detractores siguen insultándola sin ningún tipo de rubor en la red, la trapera barcelonesa Bad Gyal ha conseguido ser reseñada por Pitchfork con este tema que ya habíamos advertido que le podía abrir puertas gracias a su ritmo dancehall. Iggy Azalea, Anitta / Switch: Hablando de «culos pa rebotar», el nuevo single de Iggy Azalea no está nada mal, pese al nuevo flop. La brasileña Anitta acompaña en este sutil y suave single que se llama casi como lo último de Katy Perry. Alien Tango / Sexy Time: Ecos claros de MGMT y of Montreal pero sobre todo muchas ganas de fiesta en la que para muchos será una de las canciones alternativas del verano, aunque solo sea por título y portada. La revelación Alien Tango habla de sus ganas de «tener sexo» en un divertido vídeo que también tuvimos el placer de estrenar. Blondie / Long Time: Nos dedicamos no solo a los nuevos talentos sino también a las viejas glorias que se mantienen, y en este último caso hay que hablar de Blondie, pues al margen del guiño a ‘Heart of Glass’ que han metido en este ‘Long Time’, las canciones notables que han incluido en el nuevo ‘Pollinator’ son numerosas. Paramore / Hard Times: Aunque el giro popi del último disco de Paramore ‘After Laughter‘ está valiendo que se la peguen en las listas, han conquistado a nuestro público como nunca con este estupendo ‘Hard Times’. Papa Topo ft Zaida Carmona / La llamada: Aparte de un vídeo para ‘Enero’, Papa Topo han estrenado una canción en compañía de Zaida Carmona para la película de Marc Ferrer, de nuevo inspirada en los años 60. Chromatics / Blue Moon: El mes ha estado marcado por el regreso de ‘Twin Peaks’. El listado de bandas actuando hacia el final de cada episodio es de órdago y la nueva banda sonora, aparte de de Angelo Badalamenti es de Johnny Jewel, que ha hecho una nueva versión de este ‘Blue Moon’ que ya grabaran en 2012, y que parece inspirado por el clásico de Righteous Brothers producido por Phil Spector. Radiohead / I Promise: Cerramos con esta canción perdida de Radiohead, que alguna vez habían tocado en vivo desde su gestación a mediados de los 90, pero que no se había publicado oficialmente hasta la reedición de 20º aniversario de ‘OK Computer’.
Este miércoles Peter Dinklage se ha pasado por El Hormiguero de Pablo Motos para hablar sobre ‘Juego de tronos’ y sobre ‘La vida nuestra‘, su nuevo corto para Estrella Damm, que ha dirigido Raúl Arévalo y en el que interpreta a un detective de Los Ángeles. Dinklage asegura que Arévalo y él son «ambas gemelas en el mundo del cine» a pesar de la barrera lingüística. Por su parte, Motos tarda unos nueve minutos en mencionar la palabra «orgía» sin venir a cuento.
Motos por supuesto aprovecha la contingencia para hablar sobre las escenas de sexo en ‘Juego de Tronos’, que dice reciben muchas críticas pero que son «estupendas», a lo que Dinklage responde que es una lástima que a la gente no le importe la violencia de la serie pero sí las escenas de sexo. Motos apunta entonces que de hecho «todas las chicas de la serie hablan muy bien de ti». «Emilia Clark (Khaleesi) dice que tu ingenio es muy superior y Sophie Turner (Sanha) dice que tienes un atractivo sexual innato», dice. Algo incómodo, Dinklage replica que eso es el personaje.
El presentador de El Hormiguero pregunta también a Dinklage sobre la presencia de enanos en la ficción (dice que normalmente no se representan como seres «reales»). El actor asienta y agradece que la presencia de enanos se haya humanizado en la fantasía de George R. R. Martin, cuando normalmente en este tipo de ficción los enanos «no son personas reales».
Aunque lo parezca, Dawn Angeliqué Richard, o D∆WN, como también se hace llamar, no es ninguna recién llegada al mundo de la música ni al show business. De hecho, lo ha vivido y trabajado desde perspectivas muy variopintas: en 2005 compaginó el lanzamiento de su debut como Dawn Angeliqué, ‘Been A While’, con sus estudios universitarios; un año después ganaba en un reality de grupos musicales en la girl-band Danity Kane, unas pseudo-Destiny’s Child con las que publicó dos álbumes; en 2009, cuando DK se separaron, entró a formar parte de Diddy – Dirty Money, una especie de grupo (muy fugaz) que formó Puff “Daddy” y que triunfó con el single ‘Coming Home’. Poco después ella ya daba nuevos pasos en solitario, ya como Dawn Richard, con la mixtape ‘The Prelude of A Tell Tale Heart’ a la que sucedía el EP ‘Armor On’, y los álbumes ‘Goldenheart’ y ‘Blackheart’, con los que lograba un mayor predicamento crítico, cuando su R&B abandonaba el camino de lo comercial y transitaba territorios más arriesgados (que la han llevado a colaborar recientemente, por ejemplo, con Dirty Projectors).
El pasado año cerraba la trilogía llamada A Tell Tale Heart con ‘Redemption’ (o ‘Redemptionheart’) abriendo una nueva etapa que ella llama The Red Era (no “red” de “rojo”, sino de “redención”): “The Red Era es para todo el mundo. Cada gay, cada fluido, cada negro, cada blanco… Porque mi base de fans ha pasado por mucha mierda”, decía a Vogue. En el fondo, parece que ella misma necesita esa redención: desplazada de su hogar en Nueva Orleans a Baltimore a causa del Huracán Katrina, su carrera, pese a sus logros, parece carecer de la suerte que la ponga en verdadero valor. Pese a haberse codeado con artistas de renombre y gozar de cierto reconocimiento, este disco –publicado en las últimas semanas de 2016–, solo encontró cobijo en el modesto sello independiente británico Local Action Records.
Este la describe como un encuentro entre Björk y Aaliyah, y lo cierto es que esa semejanza da una idea bastante aproximada del tipo de artista que es Richard: una mujer que hace aflorar sus negras raíces musicales pero sin miedo a rebelarse contra las convenciones. Esto la sitúa cerca de artistas tan iconoclastas como Erykah Badu o Childish Gambino, que como ella, integran rock, psicodelia o jazz en sus propuestas. Sin embargo, no deja de asombrar que, en algunos momentos de ‘Redemption’, nos parezca estar ante un disco de R&B alternativo que podría firmar Rihanna (eso que teóricamente era ‘Anti’).
Sucede, sobre todo, cuando suenan sus coqueteos con el trance, el footwork y la EDM: hablo de la invitación a la euforia de ‘Love Under Lights’ –y su evocación de una escena sexual imaginaria entre dos personas que se acaban de conocer en la pista de baile–, ‘Black Crimes’ y ‘Voices’. Un apabullante arranque que luego solo encuentra ecos similares en ‘Renegades’. Y es que ‘Redemption’ es un disco de altibajos, quizá demasiado disperso en la variedad de recursos que maneja. Porque los ecos del Kanye West productor que emergen en ‘Lazarus’ y ‘Tyrants’, la sintonía con los trabajos de Thundercat para Kendrick Lamar en ‘LA’ y ‘Sands’ o Miguel en la fantástica ‘Hey Nikki’, brillan mucho más cuando se escuchan de manera aislada que en un conjunto que tiende a hacerse espeso, con interludios que, pese a ser bonitos, a veces parecen oportunidades desaprovechadas de hacer grandes singles (tal es el caso de ‘Lillies’). Son, quizá, cuestiones menores que hacen que ‘Redemption’ no funcione del todo como obra íntegra, pero que no permiten poner en duda la certeza de que Dawn es una artista de enorme talento. La pregunta es ¿logrará concretarlo alguna vez en una obra irrefutable que, además, logre un respaldo más amplio del público?
Dawn Richard, D∆WN, actúa hoy jueves, 15 de junio, en Sónar Festival.
Calificación: 7,4/10 Lo mejor: ‘Love Under Lights’, ‘LA’, ‘Voices’, ‘Lazarus’, ‘Renagades’ Te gustará si te gustan: Erykah Badu, Childish Gambino, la Rihanna más… «experimental». Escúchalo:Spotify
Vuelven The Killers oficialmente tras haber estrenado en directo un tema llamado ‘Run for Cover‘. Según la nota de prensa remitida a los medios por su equipo durante esta noche, ‘The Man’ es el primer single extraído del quinto álbum de la banda y ha aparecido en todas las plataformas de streaming tras haber sido estrenado por el prestigioso programa de Annie Mac en la BBC y por la poderosa I Heart Radio en Estados Unidos. Foto: Anton Corbijn.
Se trata de una ochentosa canción producida por Jacknife Lee en la que Brandon Flowers se proclama «El Hombre» en una letra que no parece exenta de ironía: «tengo gasolina en el depósito / y dinero en el banco / tengo noticias para ti, nena / buscas Al Hombre» (las mayúsculas aparecen tal cual en la nota de prensa de su equipo). Eso sí, el texto oficial de la canción la define como «una mirada al pasado de Brandon Flowers en la que este busca a la versión más joven de sí mismo, la que conocimos en ‘Hot Fuss’, y la reconcilia con el hombre que es hoy».
Casi visualizamos el videoclip de esta canción teniendo en cuenta la producción dada a la canción y también otras partes de la letra como “besan mi anillo, yo llevo la corona” y “soy el hombre, nadie puede derribarme”, pero de momento tendremos que esperar.
The Killers tienen una serie de fechas anunciadas, entre las que, como sabéis, se encuentra una visita a Bilbao BBK Live, donde coinciden con otros grandes artistas como Depeche Mode, con quien, como veis, comparten fotógrafo.
6/22/17 Odense, Denmark @ Tinderbox Festival
6/24/17 Athens, Greece @ Ejekt Festival
6/29/17 Seinajoki, Finland @ Provinssirock Festival
7/1/17 Norrkoping, Sweden @ Bravalla Festival
7/5/17 Novi Sad, Serbia @ Exit Festival
7/7/17 Bilbao, Spain @ Bilbao BBK Live Festival
7/8/17 London, England @ British Summer Time Hyde Park
8/4/17 Chicago, IL @ Lollapalooza
10/6-8/17 Austin, TX @ Austin City Limits
10/13-15/17 Austin, TX @ Austin City Limits
10/20-22/17 Phoenix, AZ @ Lost Lake Music Festival
10/27-29/17 New Orleans, LA @ Voodoo Festival