Inicio Blog Página 434

Built to Spill prepara álbum y salta a la psicodelia en ‘Gonna Lose’

2

Built to Spill regresa con su nuevo disco ‘When the Wind Forgets Your Name’ que verá la luz el 9 de septiembre de 2022. Hasta entonces y de momento, la banda ha lanzado el primer single ‘Gonna Lose’ acompañado de un divertido y psicodélico videoclip.

La camaleónica banda de Doug Martsch vuelve con un nuevo trabajo discográfico desde el ‘Untethered Moon’ en 2015. El fundador de la banda tiene un curioso modus operandi que consiste en cambiar a los integrantes de Built to Spill con cada nuevo álbum, “Quería una formación cambiante por muchas razones. Cada vez que terminamos un disco quiero que el siguiente suene totalmente diferente. Es divertido tocar con gente que trae nuevos estilos e ideas”, dice Martsch, “y siempre está muy bien tocar con un grupo de gente que no esté harta de mí”.

Para este disco, Martsch se ha reunido con el artista brasileños Le Almeida y su colaborador João Casaes, miembros de la banda de jazz rock psicodélico Oruã. Martsch quedó fascinado con lo que hacían y les pidió que tocaran con él. Así nació este ‘When the Wind Forgets Your Name’. El sonido del nuevo álbum no se aleja del rock, no hay más que escuchar el riff de guitarra nada más empezar el primer single del disco, pero las nuevas mentes han aportado experimentación a este nuevo proyecto, indica la nota de prensa.

Tracklist ‘When the Wind Forgets Your Name’
01 Gonna Lose
02 Fool’s Gold
03 Understood
04 Elements
05 Rock Steady
06 Spiderweb
07 Never Alright
08 Alright
09 Comes a Day

Josh Rouse anuncia álbum «sureño» y estrena ‘Hollow Moon’

4

Josh Rouse anuncia su nuevo disco, ‘Going Places’, que saldrá a la venta el 29 de julio. Además, el cantante estadounidense ha lanzado el primer single de esta nueva aventura diseñado para que sea disfrutado en directo: ‘Hollow Moon’.

Rouse escribió las canciones de este nuevo álbum en los dos primeros años de la pandemia, inspirado por el deseo de actuar en vivo que era imposible saciar. El cantante explica: «Unos amigos míos, mi banda española, compraron un pequeño local, algo así como un bar estadounidense de los años 50. Les dije, «reunámonos y toquemos algunas canciones en el bar, algo que se sienta bien en una habitación pequeña. Solo canciones contagiosas». Esa es la esencia que Josh Rouse busca en su nuevo álbum.

Para la producción de ‘Going Places’, Rouse ha vuelto a contar con su habitual socio Brad Jones, y la dirección que ha tomado se aleja de su última propuesta en 2018 con ‘Love in the Modern Age’. Aquella vez el artista se atrevió con sonidos más novedosos para él como el retro-new wave basado en el teclado. Sin embargo, esta vez el artista vuelve a las melodías con guitarra, trompetas, coros y un carácter sureño. Rouse busca trasmitir tranquilidad, bienestar y disfrute con el elemento en vivo de las canciones.

Cabiria, Karmento, Izaro… entre los seleccionados para #GPS12

0

La iniciativa Girando Por Salas ya cuenta con los 26 artistas que se pondrán sobre ruedas para tocar lejos de casa en esta decimosegunda edición. El proyecto lo lleva a cabo el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, y ofrece la oportunidad de poder celebrar conciertos fuera de la Comunidad Autónoma del artista. Este año, algunos de los grupos y solistas que han sido seleccionados son Cabiria, Karmento, Travis Birds, Colectivo da Silva e Izaro.

El objetivo principal de Girando Por Salas es dar la oportunidad a los artistas de poder actuar en salas de conciertos fuera de su ámbito de influencia natural, y este año hay propuestas que pueden agradar a muchos. Cabiria se subirá al escenario con su último álbum ‘Ciudad de las dos lunas‘, Karmento con su segundo trabajo y el veraniego Colectivo Da Silva subirá los ánimos allá donde vayan e Izaro, que acaba de lanzar un tema con Amaral en euskera, llevará su idioma al resto de la península.

Estos 26 artistas son los seleccionados de los primeros 739 aprobados que cumplían con las bases de la convocatoria. Los 26 actuarán fuera de su Comunidad Autónoma o a un mínimo de 300km dentro de ella, en un circuito de salas para el que ya se han inscrito 190. Asimismo, los artistas recibirán una ayuda para la producción y promoción discográfica de sus trabajos. Esta iniciativa pretende potenciar la difusión e incentivar la profesionalización de los nuevos grupos y solistas de este país.

LISTA DE ARTISTAS SELECCIONADOS PARA #GPS12

A Banda Da Loba
Body & The Soulers
Cabiria
Colectivo Da Silva
Comandante Twin
Emlan
Eva Ryjlen
Hafa Afrosweet
Izaro
Javi Ruibal
Joven Dolores
Karmento
Koko Jean & The Tonics
María Guadaña
Molina Molina
Pablo Lesuit
Pipo Romero
Salazar
Santero y Los Muchachos
Staytons
Suu
Travis Birds
Tribade
Venturi
Vic Mirallas
Zetak

‘La Bamba’ y mil ideas más en ‘Versions of Me’ de Anitta

8

A mitad de lo que es la semana musical en países como el nuestro, Anitta ha publicado como prometió ‘Versions of Me’. Su nuevo disco está fuertemente condicionado por el pelotazo dado por ‘Envolver’, número 1 en Spotify a nivel global.

Pero el disco, con Ryan Tedder en la producción ejecutiva, no se centra solo en los sonidos latinos. Literalmente el álbum presenta “diferentes versiones de Anitta”. La brasileña se siente en la enésima reivindicación de ‘Girl from Ipanema’ que es la ya conocida ‘Girl from Rio’. La más funk aparece en ‘Que Rabao’.

‘I’d Rather Have Sex’ incluye beats 90’s, además de sonidos de los muelles de una cama en la que alguien está follando. Los años 80 no están solo representados por el ya conocido single ‘Boys Don’t Cry’, sino por otros temas como el titular ‘Versions of Me’, entre el electropop y la Katy Perry de ‘California Gurls’. Por su parte, ‘Love You’ es más Britney, producida por el jovencísimo Mike Sabath, que trabajó en ‘Don’t Go Yet’ de Camila Cabello, con Lizzo, Meghan Trainor, etcétera.

A por todas, ‘Versions of Me’ es un disco con muchos featurings. Además de recuperar en el último tramo del disco temas ya conocidos como ‘Faking Love’ con Saweetie y ‘Me gusta’ con Cardi B y Myke Towers, aparecen reyes del mainstream como Khalid, Chencho Corleone o Ty Dolla $ign.

Mientras ‘Gata’ con Chencho Coroleone se transforma al final en una pieza más electrónica como lo fue su ‘Machicka’ con J Balvin, ‘Gimme Your Number’ se inspira en ‘La Bamba’ con Ty Dolla $ign. Será uno de los temas más comentados del álbum. ’Ur Baby’ con Khalid tratará de conquistar a los seguidores de las ambientaciones post-trap. Por su parte, ‘Maria Elegante’ con Afro B es más jamaicana y ‘Turn It Up’ se sumerge en un R&B latino, sofocante.

Hay para todos los públicos, en resumen, lo que nos lleva hasta la baladita punteada que es ‘Love Me, Love Me’ al final. Un disco para capitalizar definitivamente el éxito de las diferentes versiones de Anitta, la empresaria, que hemos conocido durante el último lustro, más que para llevar su carrera a otro nivel en lo artístico. Explica ella en nota de prensa: «“He estado trabajando en este disco durante unos 3 años. El disco ya tenía otro nombre, otra cara. Pero siempre ha sido un reflejo de quién soy como artista (…) ‘Versions of Me’ es un álbum trilingüe, con referencias multiculturales y diversas. En este proyecto no intento abrazar el mundo, sino abrazar todas mis facetas».


CMAT se consagra con un himno sobre «botellas que son como sus novios»

0

Renovamos de nuevo Flores en el estiércol, playlist periódica que da foco a canciones y artistas menos prodigados en el hype pero tanto o más interesantes como aquellos que copan titulares. En esta edición, encontraréis suculentas muestras de los numerosos álbumes de interés que se han publicado en las últimas cuatro o cinco semanas, como los de Orville Peck, Wet Leg, Shout Out Louds, Denzel Curry, Confidence Man, Lewis OfMan, Fominder, LÉON, Gang of Youths, Compro Oro, Bakar, Magia Bruta (actual proyecto de Isabel Fernández, antes Aries y aún antes Charades), Vendredi Sûr Mer, Mattiel, Anna Andreu, Kora, Yumi Zouma, Fishbach, Merina Gris, Samuraï o The Convenience (nada que ver con Erlend Øye y Eirik Glambek Bøe, aunque también son un dúo masculino). Junto a estas, imperdibles muestras que hacen ansiar la llegada de los próximos trabajos de The Afghan Whigs, Porridge Radio, Ashe (es ella, no Sheryl Crow ni Haim), Ana Curra, Stars, Isaac Dunbar, Yawners, Clea Vincent, Isak Danielson y muchos más.

Entre todo este muestrario de buenas y variopintas canciones, destacamos una de las que se incluyen en el álbum debut de CMAT, ‘If My Wife New I’d Be Dead’ (sic). Ese nombre, efectivamente esconde unas siglas, pero no de algún organismo público sino las de la irlandesa Ciara Mary-Alice Thompson, de la que se hacía eco JENESAISPOP meses atrás al hilo de su fantástico single ‘I Don’t Really Care About You’.

Este primer disco de CMAT abunda en ese patrón de pop rock con efluvios de folk, country, honky tonk y otros palos clásicos de la cultura norteamericana que ya conocíamos, así como en un gran talento para poner con sus letras un contrapunto ácido como el vinagre a ese trasfondo dulce que la emparenta con nombres como Camera Obscura, Jenny Lewis o Katy J Pearson. Y lo del vinagre viene pintiparado para hablar de la Canción del Día de hoy, ‘Every Bottle (Is My Boyfriend)’, single destacado de este debut largo de Thompson.

Es una de las mejores canciones de ‘If My Wife New I’d Be Dead’, con una melodía irresistible que bebe un poco de Nashville y otro poco de Cork (con esas inflexiones vocales con las que remata algunos versos), unos coros doo-wop que potencian el conjunto y hasta un solo de guitarra rayano en el delirio hard-rock. Y de nuevo bebe, esta vez ya literariamente, de “cada botella” que se cruza en su camino, y que son para Ciara como “novios”. Relaciones que “no funcionaron”, ni con la priva ni con los barman, que sólo son “sus mejores amigos” hasta que “la echan a patadas del bar”.

“Tengo una bebida húmeda, es como una pistola en mis manos”, reconoce. Un enternecedor patetismo alcoholizado (desternillante, sí, pero también triste por el desasosiego que pretende esconder en él: “quizá amo beber y odio los planos que alguien hizo por mí / No, no quiero aprovechar mi potencial”) que no es (o ha sido) sólo suyo sino el de muchos de sus oyentes, y al que CMAT erige todo un himno que la consagra como una de las nuevas figuras más interesantes del pop de guitarras actual.

‘Stranger Things’ y aquel hit de Journey: separados al nacer

0

Stranger Things‘ vuelve tras una buena tercera temporada esta primavera-verano. Los capítulos de la cuarta temporada estarán divididos en dos tandas: la primera se subirá el 27 de mayo y la segunda, el 1 de julio.

Hoy Netflix comparte un tráiler en el que pueden intuirse algunas de las nuevas tramas de la serie, en la que volverán a tener protagonismo los personajes de Millie Bobby Brown y Winona Ryder, entre muchos otros.

No podemos pasar por alto el tema que se ha escogido para la banda sonora. La música en ‘Stranger Things’ siempre ha sido fundamental para situarnos, como su trama, a mediados de los años 80, pero esta vez se han superado. Hay gente preguntándose qué quiere decir que los productores de ‘Stranger Things’ hayan escogido este tema de Journey para el teaser, y además por qué le han dado tanto protagonismo. Sin embargo, la pregunta del millón es por qué no han utilizado antes este tema llamado precisamente ‘Separate Ways (Worlds Apart)’.

Los «caminos separados» a «mundos de distancia» podrían haber sido realmente el título de toda la serie ‘Stranger Things’, que ha transitado precisamente el camino de diferentes «mundos», afectados por las fuerzas del mal, planteando cómo pasar «al otro lado». La canción de Journey habla de alguien a quien tratas de alcanzar, pareciendo versar precisamente sobre algunos momentos de Eleven o ahora el personaje de Jim Hopper, que aparece en el tráiler como prisionero. «Algún día el amor te encontrará / rompiendo las cadenas que te aprisionan (…) El verdadero amor no te abandonará / Todavía te quiero / aunque tomáramos caminos separados».

Es una buena noticia que alguien reivindique una canción de Journey que no sea ‘Don’t Stop Believing’, la cual por cierto suma más de 1.000 millones de reproducciones en Spotify. ‘Separate Ways’ representa igualmente un momento excelente de popularidad para la banda, pues fue el primer single de ‘Frontiers’ en 1983. Y ‘Frontiers’ fue el primer disco que salió después del disco que contenía ‘Don’t Stop Believeing’, ‘Escape’ (1981), siendo ambos multiplatino en varios países del mundo.

Con lo que no quedó el grupo muy contento fue con el vídeo que a alguien que se le ocurrió hacer para ‘Separate Ways’ en los tiempos en que empezaba a popularizarse MTV. En el clip salían haciendo como que tocaban instrumentos en el aire en lugar de tocarlos, siendo ridiculizados como víctimas de las modas de la época. “No somos actores”, llegaron a tener que justificarse. Seguro que ahora están mucho más contentos con la maniobra de márketing que supone este tráiler, aunque Steve Perry ya no sea el cantante de la banda desde hace unos cuantos años.

Interpol «terminan» la historia de ‘Toni’ con ‘Something Changed’

3

Interpol estrenaban hace unos días el primer single de su nuevo álbum. ‘Toni’ era el tema elegido para avanzar ‘The Other Side of Make-Believe’, que se publica el 15 de julio en Matador/Popstock. Será la continuación de ‘Marauder’ (2018). Con el tema venía un vídeo que se anunciaba que iba a ser una película dividida en dos partes dirigida por Van Alpert (Post Malone, Machine Gun Kelly). Y desde hoy puede verse también la segunda, acompañada del tema ‘Something Changed’.

El vídeo de ‘Toni’ mostraba a una pareja que huía de manera errática, alternando la lucha por la supervivencia con la coreografía. Paul Banks hace de policía mientras se come una naranja, una fruta que tiene un protagonismo fundamental en esta segunda parte, más abstracta y abierta a interpretaciones todavía.

Explica el propio Paul Banks: «En «Something Changed», la parte 2 de nuestro cortometraje con Van Alpert, la realidad y el ensueño convergen y nuestros dos personajes principales se encuentran en una especie de estado de sueño, siendo perseguidos inexorablemente por una figura ominosa, interpretada por mí mismo. Las vidas de los tres están entrelazadas en una nebulosa de miedo, retribución, deseo y desafío. ¿Quién recibirá su merecido? Sintonicen y entérense».

‘Toni’, que abrirá el álbum, es una canción que alterna guitarras eléctricas y piano como los coetáneos The National. La letra habla de manera abstracta de la búsqueda de la perfección, del error y de la duda de ir en la dirección correcta. Cuentan Interpol que con el director les unió su pasión por los vídeos musicales clásicos de la talla de Glazer, Cunningham y Jonze. Van Alpert, que dice que Interpol es su “banda favorita de todos los tiempos”, ha buscado “una película de baile hipermoderna y cinematográfica. Una historia de «amantes a la fuga»” con un final abierto a las interpretaciones.

El disco se grabó a distancia en 2020 y después Interpol se han vuelto a reunir en 2021 en una casa alquilada en Catskills, terminando todo en Londres junto a Flood y Alan Moulder. Rehuyendo de su pasado, y de referentes con los que han trabajado estos productores e ingenieros, Paul Banks ha querido construir «himnos a la resiliencia mental y al poder silencioso de la tranquilidad».

Según la nota de prensa de Everlasting, indica: “La nobleza del espíritu humano consiste en recuperarse. Sí, podría centrarme en lo jodido que está todo, pero siento que ahora es el momento en el que ser esperanzador es necesario». Kessler coincide: «El proceso de escribir este disco y buscar emociones tiernas y resonantes me llevó a la adolescencia; fue transformador, casi eufórico. Sentí una rara sensación de propósito mordiendo el extremo de mi caña de pescar y me vi obligado a enrollarla».

Las letras se inclinarán hacia las fábulas, las cortinas de humo y la mutabilidad de la verdad en la era de la información. «Me parece que lo resbaladizo de la realidad, y el estar dispuesto a ponerse violento por un desacuerdo fáctico, ha tenido un efecto súper agotador en la psique de todo el mundo”. Y bromea: “aunque hablaba de ello tan a menudo que asustó a mis compañeros de banda, encontré una forma de expresar mis preocupaciones más a través de la lente de las facultades no racionales de los seres humanos, y menos del colapso civilizatorio».

1. Toni
2. Fables
3. Into The Night
4. Mr Credit
5. Something Changed
6. Renegade Hearts
7. Passenger
8. Greenwich
9. Gran Hotel
10. Big Shot City
11. Go Easy (Palermo)

Jamie xx nos descubre un tema perdido de 1977 con ‘Let’s Do It Again’

0

Coincidiendo con los shows que Jamie xx va a realizar en Coachella este mes, el artista estrena una de sus canciones más bailables. ‘Let’s Do It Again’ contiene un sample vocal que recuerda a los grandes clásicos de la historia del disco y el house. Existe una versión «radio edit» y otra de 7 minutos en todo su esplendor. Foto: Laura Coulson.

‘Let’s Do It Again’ funciona como lo han logrado temas recientes de Caribou o Disclosure. Su triunfo no solo es el de levantarnos de la silla, que también, sino el de descubrirnos música perdida de otros tiempos. Junto al artista encontramos acreditado a Bobby Barnes, un cantante casi desconocido de los años 70. La canción que ha sampleado es ‘Super High on Your Love’, alterándole el «pitch».

En concreto esta música parece venir de un 7″ que incluía ‘I’ve Had My Share (Of Loving You)’, una versión desconocida de 1984 y el mencionado tema ‘Super High On your Love’, que a su vez se situaba como «una canción perdida» de 1977. En la actualidad, Bobby Barnes tiene 850 oyentes mensuales en Spotify, lo que quizá cambie después de este hit.

Se trata de la primera muestra de nueva música propia de Jamie xx en dos años, aunque por supuesto hemos conocido algunas colaboraciones como las que ha realizado con Oliver, su compañero en The xx. Ha producido sus temas ‘Romance with a Memory‘ y también ‘Fruit’.

Su sello informa de que ‘Let’s Do It Again’ está pensado para presentar sus directos, pues es un tema que ya ha venido perfeccionando en sus últimas sesiones, pero también que Jamie xx trabaja en la continuación de ‘In Colour‘. Os dejamos con las fechas que le aguardan, lo que incluye un paso por Primavera Sound.

17 de abril: USA, Coachella
24 de abril: USA, Coachella
28 de mayo: Belgium, Core Festival
3 de junio: Spain, Primavera Sound
10 de junio: Netherlands, Best Kept Secret Festival
11 de junio: UK, Parklife Festival
12 de junio: Germany, Melt! Festival
25 de junio: Italy, La Prima Estate
30 de junio: France, Garorock
2 de julio: Belgium, Rock Werchter
14 de julio: Switzerland, Gurtenfestival
15 de julio: Latvia, Positivus Festival
16 de julio: Portugal, Super Bock Super Rock
23 de julio: France, Les Nuits Secrètes
12 de agosto: Sweden, Way Out West
20 de agosto: UK, Otherlands Music & Arts Festival
26 de agosto: UK, Lost Village Festival
27 de agosto: France, Rock en Seine
3 de septiembre: UK, Forwards
22-25 de septiembre: USA, Firefly Music Festival
4 de noviembre: Italy, Club 2 Club


Sondre Lerche / Avatars of Love

Es habitual que ciertos artistas lleguen desgastados a su décimo álbum de estudio, sin nada que decir. No es el caso de Sondre Lerche. El noruego ha podido tropezar en algún momento que otro a lo largo de 20 años de carrera, pero son los últimos los que le han hallado en un estado de gracia especial, sonando lo mismo orquestal que synth-pop. ‘Avatars of Love’, su nuevo disco, compite por ser el mejor de todos, y en lo que gana seguro es en que es el más ambicioso.

Vayamos por partes. Sondre viene de publicar una trilogía de álbumes compuesta por ‘Please‘ (2014), ‘Pleasure‘ (2017) y ‘Patience‘ (2020) que ha significado su resurgimiento creativo. Su divorcio ha marcado profundamente las letras de sus últimas canciones, y a la vez el artista se ha animado a experimentar con nuevos sonidos y estructuras. Una vez de vuelta a Noruega tras vivir durante años en Los Ángeles, Sondre se encontró en medio del confinamiento más inspirado que nunca, y el resultado es ‘Avatars of Love’, un disco que iba a ser pequeño… pero que es todo lo contrario.

Sondre nunca le ha hecho ascos a una canción larga, pero en ‘Avatars of Love’ explora este formato de manera decidida. No es una exageración: muchas de las pistas superan los 6 minutos de duración, dos superan los 10, y nos encontramos ante una hora y media de música. El artista aprovecha el tiempo de diversas maneras: se regodea en unos arreglos orquestales fastuosos, inspirados en el pop de los años 40 y 50, a su vez explora estilos como el R&B, el jazz o la bossa nova, llama a artistas invitados tan variopintos como AURORA, el brasileño Rodrigo Alarcón o Mary Lattimore para que aporten nuevos colores a las canciones, y se explaya en sus narrativas letras, marcadas por la aparición de un nuevo amor.

Muchas canciones son espléndidas. Los 10 minutos de ‘Avatars of Love‘, la pista titular, son los mejor aprovechados desde ‘Venice Bitch‘ de Lana Del Rey: influencias bossa, escalofriantes arreglos de cuerda y una letra romántica y repleta de referencias musicales -aparecen mencionados desde Taylor Swift a William Basinski- conforman una de las mejores canciones-río que se han escuchado en años. Un gran homenaje a la música. En un estilo parecido, Sondre suena inspirado también en la larguísima ‘Dead of the Night’, otra composición de estructura libre, por episodios, con más estrofas que una canción de Bob Dylan, que pasa del melodrama noir a un final sci-fi inesperado. Todo para contarnos que no hay nada nuevo en este mundo.

‘Avatars of Love’ representa la culminación de un estilo que Sondre ha explorado desde el comienzo de su carrera. Algunas canciones vuelven a ser preciosas. ‘Guarantee That I’d Be Loved’, la pista de apertura, no puede resultar más tierna en la desesperación de Sondre por ser amado, envuelto en cuerdas Disney. En la nana fantasmagórica ‘Now She Sleeps Beside Me’, Sondre quería sonar a «Scott Walker producido por Enya«, pero también evoca al Rufus Wainwright de ‘Want’. ‘Turns Out I’m Sentimental After All’ es otra de esas baladas retro que tan bien se le dan, e incluye un arreglo de cuerdas capaz de atravesar la atmósfera. Y ‘The Other Side of Ecstasy’ se sustenta en un animado breakbeat noventero que lleva la canción al infinito y más allá.

El largo viaje de ‘Avatars of Love’ incluye paradas más inesperadas. No lo es tanto ‘Cut’, otro single pletórico de Sondre que describe un amor alocado, pues su adoración por el sonido de Prefab Sprout siempre ha sido evidente, y más en este caso. Pero sí sorprende la incursión R&B de ‘Summer in Reverse’ que, con la participación de las japonesas CHAI, recuerda a D’Angelo para bien. Entre las pistas menos convincentes, ‘What Makes Me Tick’ sí se alarga demasiado partiendo de los sonidos jazz de antaño, y ‘Magnitude of Love’ incluye las arpas de Mary Lattimore para dar lugar a una canción con más forma que fondo.

Dice Sondre que, con ‘Avatars of Love’, ha querido explorar un mundo «infinito» de posibilidades. Y lo hace. ‘Avatars of Love’ es un álbum de pop centrado en la fantasía de los arreglos, un océano de melodías en el que bucear hasta llegar a lo más profundo del mar. Llegados a ‘Alone in the Night’, en la que participa AURORA, es imposible no pensar en el noir jazz de gente como Julie London, por cierto, una de las mayores influencias de Billie Eilish.

Un disco que te hace pensar en Peggy Lee tanto como en Paddy McAloon, en Astrud Gilberto tanto como en Madeleine Peyroux, en Belle and Sebastian tanto como en Pizzicato Five, en Jens Lekman tanto como en Dirty Projectors (Felicia Douglass aparece en una de las pistas), es un disco totalmente libre. Y esa libertad no solo se traduce en los sonidos de las canciones, sino también en las duraciones, unas duraciones que Sondre sabe aprovechar, entregándonos en ‘Avatars of Love’ todo lo que tiene que ofrecer. Y más.

‘Pantysito’, top 1 en España; Aitana, top 3, Harry Styles, top 10

1

La lista de singles en España por una vez deja movimientos interesantes. En primer lugar, hay nuevo número 1. Se trata de ‘Pantysito’, el vídeo colaborativo de Robi -revelación en TikTok desde Puerto Rico- con Feid y Alejo sobre unos pantys de Versace que ellos anhelan. El vídeo se ha viralizado en Youtube pese a su carácter claramente lo-fi y suma ya 18 millones de visualizaciones en estas 3 semanas, y continúa entre lo más visto del momento.

Aitana llega al número 3 con el electropop de ‘En el coche’, mientras continúa en el top 20 tanto con el remix de ‘Mon Amour’ con Zzoilo, como con su tema con Nicki Nicole ‘Formentera’. Un puesto por debajo, en el número 4, queda ‘Si quieren frontear’ de Duki, De la Ghetto y Quevedo, otro vídeo que ha funcionado y sigue funcionando muy bien en Youtube.

El número 1 mundial de Harry Styles, ‘As It Was’, top 1 directo oficial en Reino Unido y Estados Unidos, aparece en España en el puesto 10. Nada mal para una canción en inglés, un idioma que suele dejar muy pocos éxitos en nuestro país en los últimos tiempos.

Hay que destacar que la subida más fuerte es ‘Fuera del mercado’ de Danny Ocean, pasando del número 29 al número 11. Por su parte, Anuel AA y Yailin La Más Viral protagonizan una discretísima entrada en el top 100 con su tema conjunto ’Si tú me busca’, que recibió una tonelada de “hate” online como os contamos a su edición. Es puesto 97.

El resto de entradas pertenece a 2 discos que encontramos en el top 10 de álbumes. En nuestro repaso a la lista de discos os contábamos que Mora era top 3 en álbumes con ‘Microdosis’. Pues bien, en el top 100 de singles ha logrado colar ‘Memorias’ con Jhay Cortez (puesto 45), ‘La inocente’ con Feid (71) y ‘2010’ (90). Su remix de ‘Volando’ con Bad Bunny y Sech se mantiene en el top 50 certificado como triple platino tras haber sido top 3.

Por otro lado, Beny Jr, Morad y K Y B llegaban al número 6 de discos con ‘Capítulo 1’. En su caso han colado en el top 100 de singles: ‘Sigue’ en el número 27, ‘Cómo es’ (59), ‘Qué dirá?’ (63), ‘Vuelve’ (82) y ‘La Verdad’ (84). El EP solo tiene 6 pistas por lo que la única que no ha logrado llegar al top 100, paradójicamente, es ‘Lograr’.


Rosalía deja a Red Hot Chili Peppers sin nº1 en España

12

‘MOTOMAMI’ de Rosalía ocupa el número 1 de la lista oficial española de discos, por tercera semana consecutiva. Y si la semana pasada, el disco de la artista catalana impedía a ‘Legendaddy’ de Daddy Yankee ser top 1 en España, su nueva víctima son Red Hot Chili Peppers.

Unlimited Love’ ha sido muy holgadamente número 1 en Estados Unidos y Reino Unido, cosechando ventas excelentes. 97.500 copias han sido despachadas en el primer caso, y 27.500 en el segundo. Otros países en que los Red Hot han sido número 1 son Argentina, Australia, Austria, Canadá, Holanda, Francia, Alemania, Irlanda y Nueva Zelanda.

En cambio, en España Red Hot Chili Peppers tienen que contentarse con el número 2, tanto en la lista general que suma ventas físicas, descargas y streaming, como en la lista de vinilos. Otros países en que han quedado en una nada desdeñable 2ª posición son Italia y Suecia.

Volviendo a la lista española, en el puesto 3 entra ‘Microdosis’ de Mora, y también en el top 10 encontramos de nuevas el ‘Capítulo 1’ de Beny Jr, Morad y K Y B. En concreto estos últimos llegan al número 6. Bajo estas líneas os dejamos con los vídeos tanto de Mora como de Morad y su proyecto colaborativo.

Otras entradas en lista han sido las de ‘Eyes of Oblivion’ de The Hellacopters, directa al número 21; ‘Marniático’ de Los Rebujitos en el puesto 25; ‘Immutable’ de Meshuggah en el 58; y ‘ATTENTION’, el directo de Miley Cyrus, en el puesto 71.


Rihanna cambia de idea sobre su próxima música

0

Rihanna es la nueva portada de la revista Vogue . Unas estupendas fotos realizadas por Annie Leibovitz en las que vemos a la cantante embarazada están dando ya la vuelta al mundo. Rihanna explica que no por estar embarazada ha perdido el interés por vestirse bien, ¿pero qué hay de la música?

El artículo de Vogue, como es habitual, es parco en lo que concierne a novedades discográficas. Sin embargo, sí hay un párrafo dedicado a hacer una actualización a sus seguidores sobre el esperado «R9». Rihanna reconoce en ‘ANTI’ su mejor disco, la revista comenta que es una pena que los Grammy pasaran de él y lo considera «adelantado a su tiempo»; y a continuación, hay unas declaraciones de Rihanna que darán que hablar.

Dice la cantante sobre su próximo proyecto: «Veo mi próximo proyecto de manera completamente diferente a como había querido sacarlo antes. Creo que de esta otra manera me pega más, mucho más. Es auténtico. Va a ser divertido para mí y me quitará mucha presión de encima».

Y eso es todo. A partir de aquí todo serán elucubraciones sobre lo que Rihanna ha querido decir. Lo que sí podemos recordar es que la idea original de las sesiones de grabación que tuvieron lugar hace un par de años, es que la cantante iba a sacar un disco de pop, y por otro lado otro jamaicano. ¿Quizá ahora Rihanna haya decidido dejar atrás esa idea y simplemente lanzar la canción con la que se sienta más a gusto sin necesidad de plantearse cómo superar ‘ANTI’?

‘ANTI’ superaba recientemente las 300 semanas de permanencia en el Billboard 200. Exactamente esta semana sube al puesto 139 de la lista americana, tras 310 semanas en lista. Ha sido certificado como triple platino y dejaba singles favoritos del público como la maravillosa ‘Love on the Brain’ y ‘Needed Me’, que permanecen entre las más escuchadas de la cantante en Spotify, curiosamente a diferencia de ‘Work’.

Noah Cyrus prepara su álbum debut y adelanta ‘I Burned LA down’

7

Noah Cyrus ha anunciado su álbum debut ‘The Hardest Part’, que verá la luz el 15 de julio, pero hasta entonces ha publicado el primer adelanto ‘I Burned LA Down’. Noah no es ninguna desconocida en la industria, lanzó su primera canción con 16 años en 2016 y desde entonces no ha dejado de trabajar en su música, pero nunca se había sentado a llevar a cabo un álbum completo.

‘I Burned LA Down’ es el primer single del disco, y nace en torno a dos ideas: la ruptura de una relación sentimental y el miedo que le genera el cambio climático. En un comunicado de prensa, la cantante explica: “Todo este sufrimiento emocional que sentía en mi interior estaba entrelazado con la ansiedad que me produce este incendio fuera de control y el cambio climático en general. La canción tomó forma en torno a la idea de que la única manera con la que mi ex podría entender mis emociones era si me convertía en este agente del caos y prendía fuego a toda la ciudad”.

Además, la hermana de Miley prepara una pequeña gira por Europa este agosto de 2022, aunque no parará en España. La cantante visitará Alemania, Reino Unido, Bélgica, Finlandia, Irlanda y Países Bajos.

Movistar cancela la serie de la Guerra Civil de Sorogoyen y Peña

32

Movistar Plus+ ha cancelado una de las series por las que más apostaba antes de empezar a grabarla. Se trata de un proyecto sobre la Guerra Civil creado por Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña que anunciaron hace un año junto a su productora. Todos estaban de acuerdo en que esta era una oportunidad para abordar un acontecimiento que ha marcado la historia hasta nuestros días.

Según informa VerTele, el medio ha podido confirmar con fuentes de Movistar Plus+ que la serie se ha anulado definitivamente, y también destaca que otras fuentes externas se atreven a señalar un motivo más político, algo que ya se barajó con las no renovaciones de ‘Antidisturbios’ y ‘Reyes de la noche’.

Antidisturbios’ es la serie con la que Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña habían triunfado en Movistar Plus+, por lo que estas decisiones dejan desconcertados a muchos. Sin embargo, ambos siguen involucrados en la nueva serie de la plataforma ‘Apagón’, basada en el podcast ‘El gran apagón’ del bilbaíno Jose A. Pérez Ledo.

Hay muchas grandes ideas que se quedan en un cajón o a medio camino de ver luz de nuestras pantallas, pero este proyecto tiene la particularidad de que se ha cancelado una vez aprobado. Aun así, tanto Peña como Sorogoyen siguen con la agenda llena y preparan nuevos proyectos, como el thriller ‘As bestas’ de este último.

Britney Spears anuncia que está embarazada

18

Hace casi un año que el mundo se quedó congelado con el relato de Britney Spears en un juicio contra su padre y todos los implicados en su tutela. Ahora, tras conseguir esa libertad que por momentos parecía imposible, la intérprete de ‘Baby One More Time‘ ha logrado cumplir otro de sus sueños: quedarse embarazada. Britney ha hecho pública la noticia a través de su cuenta de Instagram, con un extenso texto de los que nos tiene acostumbrados.

“Me hice un test de embarazo y… ehhhhh bueno… voy a tener un bebé…” cuenta la estrella que bromea con el tamaño que está empezando a tener su tripa: “Si ahí dentro hay dos… me vuelvo loca”. El embarazo es un hecho muy simbólico sobre la libertad que le fue devuelta el pasado noviembre porque en el juicio de junio donde la cantante describe todas las atrocidades a las que estaba sometida, destaca que debía llevar un DIU sin su consentimiento para evitar posibles embarazos.

Además, aunque la estrella del pop ya tenga dos hijos de 15 y 16 años, volver a quedarse embarazada ha sido uno de sus sueños durante mucho tiempo. En 2016 protagonizaba el famoso Carpool karaoke de James Corden cuando confirmó que le encantaría tener más niños, tres más. Curiosamente, también se atrevió a contestar muy segura “no me voy a casar otra vez. No. Ya no creo en el matrimonio”, aunque en eso sí parece haber cambiado de opinión.


Almodóvar, protagonista de otro día histórico en Drag Race España

20

Atresmedia ha emitido este domingo el tercer episodio de la segunda temporada de ‘Drag Race España‘. La reina expulsada ha sido Samantha Ballantines tras disputarse su lugar en el programa contra Jota Carajota, y la banda sonora del lip sync ha traído sonido de balada melodramática. ‘Un año de amor’ de Luz Casal, canción mítica de ‘Tacones lejanos’ de Almodóvar, ha puesto música al duelo entre las dos reinas.

La elección, por supuesto, no ha sido casual, pues Pedro Almodóvar ha sido uno de los grandes protagonistas del episodio. En concreto, su cine. Sobre la pasarela, las reinas han homenajeado algunas de las películas del director manchego, y han vuelto a demostrar su enorme talento. Especialmente maravillosas han estado Sharonne como Marisa Paredes en ‘Tacones lejanos’, Estrella Xtravaganza como Rossy de Palma en ‘Kika’ y Venedita Von Däsh como Zahara en ‘La mala educación’, que ha resultado ganadora.

También han asombrado los atuendos de Sethlas como Tilda Swinton en ‘La voz humana‘, Juriji como Penélope Cruz en ‘Los abrazos rotos‘, Diamante Merybrown como Elena Anaya en ‘La piel que habito’, Marina como el personaje de tigre(sa) que aparece en la misma película y Samantha como Julieta Serrano en ‘Mujeres al borde de un ataque de nervios’. Por su parte, Jota Carajota y Onyx han presentado, cada una, un look distinto perteneciente al personaje de Victoria Abril en ‘Kika’, también estupendos.

Previamente a la pasarela, las reinas han protagonizado un sketch cómico inspirado en ‘El diario de Patricia‘, con resultados irregulares. Llamado ‘El diario de Putricia’, el gag pecó de estridente y caótico pese a los esfuerzos de Supremme Deluxe por mantenerlo a flote, y rara vez llegó a ser divertido, pese al potencial que encierra parodiar el mítico programa de testimonios de Antena 3, que tantísimos momentos de humor involuntario históricos aportó a la historia de la televisión española.

El formato original de Rupaul’s, que en su matrimonio con la cultura española sigue dando grandes momentos, como en el pasado lo fueron las imitaciones de Encarnita o la Duquesa de Alba, es protagonista del último podcast de JENESAISPOP.

Mac DeMarco anuncia gira española

0

Mac DeMarco vuelve a los escenarios, y ha anunciado una gira de otoño que pasará por España. El 19 de septiembre, el canadiense actuará en la sala Razzmatazz de Barcelona, el 21 de septiembre visitará la sala Capitol de Santiago de Compostela, el 22 de septiembre actuará en La Riviera en el que será su primer concierto en Madrid, y el 27 de septiembre cerrará su gira peninsular (que también le llevará a Portugal) con un concierto en la sala Moon de Valencia. Las entradas para los cuatro conciertos siguen disponibles.

Primavera Labels, que organiza los conciertos de DeMarco en Barcelona y Madrid, describe al artista con estas palabras: «Tan fácil ha sido identificarse con el canadiense, su pinta de tío majo con su gorra y sus dientes separados nos ha resultado tan cercana, que a veces se nos olvida que no es nuestro colega sino el héroe indie definitivo de este siglo». El autor de ‘Salad Days‘ es «el padre musical y espiritual de toda la generación bedroom pop y el cabeza de cartel que rechaza la épica porque lo más importante siguen siendo las canciones».

El último álbum de estudio de DeMarco, ‘Here Comes the Cowboy‘, vio la luz en 2019 y no igualó la recepción crítica de álbumes como ‘2‘ o el mencionado ‘Salad Days’. Desde entonces el músico ha colaborado con Juan Wauters, Jean Dawson o Benny Sings y ha participado en el álbum de versiones de Metallica ‘The Metallica Blacklist’.

Contempopránea confirma a La M.O.D.A., Alizzz… y cambia de ubicación

0

Contempopránea confirma más artistas que formarán parte de su 26ª edición, una edición que ya no se celebrará en Albuquerque, como ha venido siendo habitual, sino en Olivenza, localidad también situada en Badajoz.

La M.O.D.A. y Alizzz son los grandes nombres que suman ahora al cartel, en el que también quedan confirmados los fascinantes Morreo, los simpatiquísimos Aiko El Grupo (en la foto) y las macarras Lilasinson. Completan el tándem de confirmaciones Supertennis, Lúa Gramer, Hombre Tigre y Super Sexy Sound System.

Todos estos nombres se suman a una programación que ya contaba con los nombres confirmados de Lori Meyers, La Casa Azul (que acaba de publicar single), Viva Suecia, Miss Caffeina, Carolina Durante, La La Love You, Cariño, Ladilla Rusa y Chloé Bird.

El festival, que se celebrará el jueves 28, viernes 29 y sábado 30 de julio, contará con Piscina Pop y zona de acampada gratis con la entrada. Esta zona está situada en el campo de fútbol de césped natural de la Ciudad Deportiva Ramón Rocha Maqueda.

También se ha previsto una zona de parking de campers y autocaravanas en las inmediaciones de las instalaciones deportivas.

El Festival Contempopránea 2022 comenzará el 28 de julio con la tradicional fiesta de bienvenida en la plaza de Santa María del Castillo. El macroescenario estará montado en el Baluarte de San Blas del Recinto Ferial, donde desde el viernes por la tarde hasta la madrugada del domingo, los grupos actuarán, y será donde se desarrolle el grueso del festival.

Disco de la Semana: Kae Tempest / The Line Is a Curve

Con motivo de la edición del excelente ‘The Book of Trap and Lessons’ tuve la suerte de entrevistar a Kae Tempest en Madrid. Emocionado por lo interesante que me había resultado la charla, al terminar, le pregunté si podía hacerle una foto para el Instagram de JENESAISPOP. Muy amablemente declinó. Por algo la obsesión con las redes sociales es un tema recurrente en sus letras.

Tres años más tarde, es una alegría ver a Tempest por primera vez en la portada de un disco. Después de 3 álbumes de estudio, una novela, una obra de no-ficción (‘On Connection’), tres obras de teatro y cinco colecciones de poemas, al fin se siente con la confianza suficiente para dar ese paso.

Así lo explica en un texto promocional de su puño y letra, del que merece la pena reproducir un pequeño extracto: «Tenía claro que quería que mi rostro se viera en la portada. Durante toda mi vida creativa he sentido esa dualidad de querer la fama y de sentirme, a la vez, absolutamente abrumada por ella. En mis últimos discos he querido desaparecer completamente de la portada, de los vídeos, de los aspectos más personales de este sector. Y en gran parte era una cuestión de vergüenza, lo ocultaba tras el sentimiento de querer dejar que mi obra hablase por sí misma, sin ponerle cara, mercantilizando algo que sentía como único y sagrado».

Este es el primer disco desde que Tempest dejó atrás a Kate para identificarse como «no binarix»: en inglés utiliza el pronombre «they», equivalente en España a «elle». Dice que no se «avergüenza de su cuerpo» porque «ya no se esconde del mundo». El detalle no escapa a nadie y no encontrarás una sola reseña de ‘The Line Is a Curve’ en la que no se hable de esto. Es imprescindible explicar un cambio de nombre artístico, y sonoras son frases de este largo como «mi mente no está conectada con mi cuerpo» (‘Water in the Rain’). Pero también hay muchos otros temas interesantes en el álbum, que además son mayoría. Sería reduccionista creer que Tempest se iba a quedar en hablar de su transición.

‘The Line Is a Curve’ es un disco sobre «dejarse llevar» que trata temas como la vergüenza, la ansiedad, el aislamiento y la sensación de darse por vencido. Habla del paso del tiempo, del crecimiento y del amor, y lo hace con algunas de las bases más comerciales que jamás haya trabajado estx artista. Lo cual tiene su razón de ser porque, en sintonía con la fotografía realizada por Wolfgang Tillmans para la portada, en esta era Kae quería acercarse a sus seguidores.

Grabado en 3 tomas en un solo día frente a personas de 3 generaciones diferentes, en concreto un desconocido de 78 años, la poeta de 29 años Bridget Minamore, y tres fans de 12, 15 y 16 años, este nuevo álbum vuelve a hablar también de Reino Unido. ‘Salt Coast’ es su particular canción de amor hacia las islas británicas, versando sobre la antigüedad de las islas y todo aquello a lo que ha sobrevivido. Es una de esas canciones que tratan el paso del tiempo dentro del disco, burlándose de cómo las personas tratan de parecer mayores para conseguir entrar en un pub… donde irónicamente la gente termina bebiendo por la «juventud perdida».

Estamos ante una de las canciones más vistosas gracias a sus potentes arreglos de sintetizador. Al final es verdad que emergen unos arreglos de tuba, trompeta y corneta, que también aparecen en la impresionante ‘These Are the Days’, un trabalenguas sobre esos días que anhelamos que se pasen, y luego añoramos cuando se van. Pero es el uso de sintetizadores lo que más llama la atención en todo el álbum, a veces incluso acercándose a lo industrial. Resultan majestuosos nada más comenzar el álbum con la potente ‘Priority Boredom’, luego en ‘Move’ -algo parecido a un trallazo bailable- y en el single ‘No Pressure’, situado al final.

‘I Saw Light’, la canción con Grian Chatten de los adorables Fontaines D.C., empieza casi como una canción de la Robyn de ‘Body Talk’. Un par de notas sostienen todo el spoken word de ‘Smoking’. El modo en que se repiten las mismas notas en la reptante ‘Nothing to Prove’ solo sirve para que cada minúsculo cambio de acordes sea más espectacular.

Son esos detalles los que hacen de ‘The Line Is a Curve’ un álbum tan embriagador y adictivo. Otro ejemplo sería el estribillo aportado por Lianne LaHavas, ‘No Prizes’, una canción en que cada estrofa está dedicada a diferentes personajes: primero un hombre, luego una mujer, finalmente un ambiguo «they». Incluso un track sin ningún espíritu de sencillo, como ‘Don’t You Ever’, sobre una relación de amor, presenta un estribillo que encajaría en el repertorio de Blur. El disco se despide con ‘Grace’, lo más parecido a una balada acústica sobre amar y ser amadx que Kae Tempest podía hacer. El minimalismo del productor Dan Carey, que también ha tocado la guitarra y el piano, está en absoluto estado de gracia mientras lx artista mantiene el enorme nivel de ‘Let Them Eat Chaos‘.

Muere Mario Martínez, fundador y guitarrista de La Unión

12

Mario Martínez, fundador y guitarrista de La Unión, ha fallecido este domingo «después de una larga lucha», ha comunicado la banda en sus redes. Tenía 60 años. A Martínez le fue diagnosticado un cáncer de faringe en 2015, enfermedad que le llevó a abandonar la formación ese mismo año.

Junto a Rafa Sánchez y Luis Bolín, Martínez fundó La Unión en 1982 influidos todos ellos por el sonido de los nuevos románticos de la época. ‘Lobo-hombre en París’ fue uno de sus primeros singles y se convirtió en el mayor éxito de su carrera: pasó nueve semanas seguidas en el número 1 de singles en España y hoy suma 215 millones de reproducciones en Spotify.

En redes, La Unión han mostrado su pena por la desaparición de Martínez. «Amigos, hoy es un día muy triste para La Unión. Mario Martínez, pieza clave en nuestra historia, participe y creador de grandes momentos y canciones, nos ha dejado después de una larga lucha. Todo mi apoyo y mas sentido pésame a su familia. Vuela alto Mario. DEP», ha comunicado la banda.

Desde 2015, La Unión continuaban en activo en formato dúo, pero en 2020 anunciaron su disolución por desavenencias artísticas. Entonces, mi compañero Raúl Guillén realizó un repaso a su carrera, recordando discos como ‘Vivir al este del edén’ o ‘Mil siluetas’ que marcaron su carrera y la historia del pop español, o trazando la evolución de su sonido a lo largo de los años.

Autores de otros singles de gran éxito como ‘Sildavia’, ‘Maracaibo’, ‘Más es más’, ‘Negrita’, ‘Vuelve el amor’ o ‘Tren de largo recorrido’, su versión de ‘Long train Running’ de los Doobie Brothers, La Unión definitivamente pasaron a la historia del pop español.

Backstreet Boys: cuando la misoginia y la homofobia afecta también a los heterosexuales

90

En ‘Red’, la película de Pixar estrenada hace unas semanas en Disney +, cuatro amigas adolescentes se preparan para el momento más importante de sus vidas: el concierto de 4*Town, su grupo favorito. “Entraremos a ese concierto siendo niñas”, explica una de ellas, “y saldremos siendo mujeres”. Este no es el tipo de reflexión que haría una niña de 13 años, sino el que haría una guionista de 32 (Domee Shi), pero sí es una descripción pertinente del efecto que las boy bands tienen en su público: ofrecen fantasías eróticas inofensivas y representan una masculinidad ideal que no existe en el mundo real.

A nivel social y comercial, los Backstreet Boys son la apoteosis de la cultura boy band. En solo cinco años, entre 1996 y 2001, vendieron 100 millones de discos y hoy siguen siendo lo que la mayoría de la gente piensa al escuchar las palabras “boy band”. La catedrática en estudios culturales Diane Railton opina que este tipo de grupos ofrecen a las chicas “un descanso del mundo real” y les dan un espacio seguro en el que proyectar sus fantasías, deseos e inseguridades. “Esto implica que esas estrellas del pop deben centrarse en las necesidades de esas niñas en vez de en las suyas propias o en su credibilidad musical. Deben entender qué es lo que a las chicas les falta en su día a día y proporcionárselo en forma de fantasía”, analiza Railton.

Los Backstreet Boys le ofrecían a esas chicas atención, respeto, erotismo, humor, romance y sexualidad no agresiva. Y, por supuesto, le hacían sentir especial aunque fuese con letras genéricas (“Eres la única para mí, la única que necesito, mi éxtasis”, cantaban en ‘We Got It Going On’) o que incluso la anulaban como individuo (“No me importa quién seas, de dónde vengas, lo que hiciste, siempre y cuando me ames”, en ‘As Long As You Love Me’). Nada era tan importante en una canción de Backstreet Boys como la chica a la que se la cantaban. Ellos cinco, a diferencia de los chavales del colegio o del instituto, jamás se iban a reír de ella, a engañarla o a agredirla. La masculinidad de Backstreet Boys era sensible, etérea, pasiva, insegura, entregada, dependiente y sumisa. Era, en definitiva, una masculinidad femenina.

El videoclip de ‘Quit Playing Games’ (With My Heart) tiene lugar en una cancha de baloncesto, pero los chicos no la usan para jugar al baloncesto sino para posar semidesnudos, empapados por la lluvia y sufriendo por amor. Así, el espacio masculino (la cancha) se reescribe como espacio femenino: en 1996 mirar a cámara con la boca entreabierta y el torso mojado era algo que hacían a menudo las mujeres, pero bajo ningún concepto los hombres. Al adoptar ese imaginario, los Backstreet Boys se ofrecían voluntariamente como objetos sexuales.

Nick Carter, cuyo arquetipo era “el inocente” y solía vestir con ropa blanca, no mostraba su torso porque era menor de edad y su madre lo prohibió. Pero al ser el cantante principal de ‘Quit Playing Games’ la cámara se centraba en su cara y, con sus expresiones de placer echando la cabeza hacia atrás con los ojos cerrados, evoca la semiótica del sexo (femenino) en la cultura popular, cuyo código tradicional consiste en que durante el orgasmo los hombres echan la cabeza hacia adelante y las mujeres hacia atrás.

La académica Jennifer Moos, en su ensayo ‘Boy Bands, Drag Kings y la performance de las masculinidades queer’, destaca cómo la lluvia en este videoclip hace que los músculos de los cantantes brillen, pero también “los sumerge en un ambiente suave y líquido”. “A diferencia de los «cuerpos duros» o los «cuerpos armadura» que se caracterizan por ser impermeables al exterior (los ataques, la lluvia) y al interior (las emociones, las lágrimas), los cuerpos expuestos en ‘Quit Playing Games (With My Heart)’ se vuelven permeables en ambos flancos: apenas podemos distinguir entre la lluvia y las lágrimas, entre el agua que cae desde fuera y el que sale desde dentro. En un culto centrado en la dureza, una de las peores cosas que le puede pasar a un hombre (especialmente en un espacio público) es que le expongan como «blando». Y las lágrimas son uno de los marcadores más explícitos de ‘blandura’”, analiza Moos.

Y a un nivel más costumbrista, lo que ese videoclip transmitía era un concurso de Miss Camiseta Mojada pero con chicos. Incluso aparecen torsos desnudos, mojados y arqueados sin que se vea la cabeza de sus dueños, en una cosificación explícita entonces generalizada entre las mujeres pero casi inédita entre los hombres.

Los Backstreet Boys, por tanto, ofrecían una manera de consumir erotismo sin consecuencias y socialmente aceptada bajo la coartada de la música. Las boy bands no eran referentes masculinos. Ningún chico aspiraba a ser Nick Carter o Kevin Richardson, sino que estaban hechos a la medida de lo que excitaba a una chica adolescente. Ellos abrazaban este rol con sentido del humor: en su primera portada para Rolling Stone, una revista de rock seria, aparecían vestidos de traje pero con los pantalones bajados. (Los NSYNC llevaron mucho más lejos la autoconsciencia respecto a su cosificación: en el vídeo de ‘Bye Bye Bye‘ eran marionetas y en el de ‘It’s Gonna Be Me‘ eran directamente muñecos metidos en cajas en el inmenso pasillo de un centro comercial)

La propia propuesta artística de Backstreet Boys era en sí misma femenina por cuatro motivos principales: no tocaban instrumentos, bailaban coreografías, cantaban sobre sufrir por amor y tenían a un manager detrás. Tradicionalmente, tocar instrumentos ha sido un fetiche de la masculinidad: cualquier cosa que requiera destreza manual lo es, pero además casi todos los instrumentos involucrados en el rock tienen forma fálica, y eso ha llevado a que se cuestione la virilidad de vocalistas masculinos como Raphael, Camilo Sesto o Miguel Bosé. Hay excepciones, como Julio Iglesias, Tom Jones o Frank Sinatra, pero en esos casos el cantante ha hecho un esfuerzo deliberado para dejar claro su vigor sexual con las mujeres y así, de algún modo, compensar la “blandura” de su propuesta artística.

Las coreografías también eran un rasgo típicamente femenino en el pop. Como cualquier persona que fuese a discotecas recordará, en los 90 los hombres sencillamente no bailaban. Las pistas de baile se distribuían en grupos de chicas bailando en el centro rodeadas de grupos de chicos completamente rígidos. De vez en cuando, uno de los chicos se atrevía a meterse en el centro para ligar con una chica, molestarla o las dos cosas a la vez. Pero ellos nunca bailaban, bajo ningún concepto. (A menos que botar durante ‘Chiquilla’, ‘20 de abril‘ o ‘La fiesta pagana’ se considere bailar).

En el vídeo de ‘As Long As You Love Me’ esta sumisión a la mirada femenina se vuelve más explícita. Los cinco chicos posan, sonríen y bailan para un grupo de ejecutivas que les están haciendo un casting. Hay algunos elementos típicamente masculinos en el vídeo, pero están descontextualizados: una pelota de baloncesto sin canasta, un taco de billar sin mesa de billar o un coche descapotable en medio de un salón, pero la situación en la que aparecen los BSB es esencialmente femenina. Al principio, Brian incluso le coloca la camisa a Nick en un gesto de intimidad.

Las letras de sus canciones exultaban un sentido melodramático del amor: “Prefiero morir a vivir sin ti” (‘I’ll Never Break Your Heart’), “Me gustaría darte el mundo” (‘All I Have To Give)’, “Dejo mi vida en tus manos” (‘As Long As You Love Me’). Una vulnerabilidad masoquista y sumisa que estaba en sintonía con los estereotipos femeninos de la época: ellos no vivían el amor como chicos veinteañeros, que era lo que realmente eran, ellos vivían el amor como niñas adolescentes.

Por último, ser un producto de marketing también era un rasgo femenino. Tomar clases de baile, presentarse a un casting y dejarse moldear por un manager (que a menudo tenía intereses sexuales) era un proceso aceptable para una chica, pero no para un chico. La sola idea de desear ser una estrella del pop ya resultaba indigna para un hombre. Ellos debían dedicarse a la música casi por accidente o haber formado una banda en su garaje, que es un espacio tradicional de credibilidad masculina. En el caso de Backstreet Boys su creador fue Lou Pearlman, un hombre de 40 años que invirtió 3 millones de dólares en su campaña de lanzamiento.

Pearlman asignó cinco arquetipos: el líder (Brian), el malote (AJ), el inocente (Nick), el maduro (Kevin) y el bromista (Howie, que además era, como lo llamaban en la agencia, “el étnico”). Pero todos eran, en esencia, igual de buenos chicos. Al ser el disidente, AJ McLean podía permitirse cierta transgresión en sus looks: llevaba joyas, transparencias y crop tops. Y tenía los brazos cubiertos de tatuajes cuando en la cultura popular eso todavía significaba “expresidiario”. Rich Cronin, el líder de la boy band formada por Lou Pearlman LFO, confesó que detestaba la estética que le asignó. “Odiaba el corte de pelo y el maquillaje, parecía un travesti. Me vestían como un niño que iba al colegio”, contó.

En los 2000, varios hombres acusaron a Lou Pearlman de tocamientos inapropiados. Describieron cómo el manager les daba masajes no solicitados, les acariciaba los abdominales e incluso les agarraba la entrepierna durante los ensayos. “Básicamente todo era una excusa para que Lou pasase tiempo con cinco chicos guapos”, aseguró su socia Sybil Hall, “Lo que a él le gustaba era sacarlos a cenar”. O como resumió Rich Cronin, “Os juro por Dios que ahora sé lo que se siente al ser una piva”.

(Lou Pearlman falleció de un ataque al corazón en 2016, a los 62 años, mientras cumplía condena por haber creado una de las mayores estafas piramidales de la historia de Estados Unidos. Para entonces, tanto Backstreet Boys como su otra banda de éxito, NSYNC, le habían demandado por quedarse con su dinero)

Pearlman posicionó a los Backstreet Boys como una banda gay friendly. En 1998 concedieron una entrevista a la revista para gays adolescentes xy, que eligió a Nick Carter para la portada. Los BSB se mostraban cómodos con la idea de tener fans homosexuales (algo que, en aquella época, no se daba por sentado: Mark Wahlberg había aclarado que le repugnaba): “Son guays”, indicaba Howie Dorough antes de sentir la necesidad de aclarar “pero saben que nosotros solo salimos con chicas”. Las boy bands calan entre los adolescentes gays porque, además de ofrecer una fantasía erótica, ofrecen una masculinidad alternativa a la hegemónica que, por lo general, les resulta opresiva. Y el colectivo gay siempre ha sido un público agradecido para el pop: a principios de los 90, Take That empezó su carrera actuando en discotecas gays de Manchester. Pero quizá el mayor manifiesto antihomófobo de BSB se escucha en ‘Backstreet’s Back’, cuando Nick pregunta “¿Soy sensual?” y sus cuatro compañeros responden entusiasmados “Sí”. (En los conciertos las fans se unían a este “Yeah” con semejante fervor que había dos operarios cuya función era, en ese momento del show, sujetar los altavoces para que no se cayeran).

Las boy bands calan entre los adolescentes gays porque, además de ofrecer una fantasía erótica, ofrecen una masculinidad alternativa a la hegemónica que, por lo general, les resulta opresiva

Los Backstreet Boys representaban ideales de masculinidad tan artificiales que ni siquiera sus propios integrantes estaban a la altura. En el documental de 2013 ‘Show ‘Em What You’re Made Of’ Kevin Richardson contaba que todavía se acordaba de cómo se dice en alemán “¿Quieres hacerme una mamada?” (willst du mir einen blasen?), porque se aprendía esa frase en el idioma de cada país que visitaba. AJ McLean reveló en 2000 que días antes había discutido con su novia y, al escuchar una canción de la banda en la radio, cogió un bate y destrozó el aparato mientras gritaba “¡Que le jodan al grupo!”. Brian Littrell, el más conservador y religioso de los cinco, criticaba que la sociedad girase tanto en torno al sexo pero luego aclaraba que de vez en cuando iba a clubs de striptease: “Soy un tío, hago cosas de tíos”. Howie Dorough presumía de que les encantaba tirarse pedos: “Somos hombres, nos los tiramos con orgullo”. Y Nick Carter, a quien sus compañeros definían como “un masturbador crónico”, contaba que un día le gastaron a Howie una broma: en una canción del concierto cada cantante subía a una fan al escenario y a Howie le pusieron “una que no era muy guapa, una de las gordas”. Por supuesto, este tipo de anécdotas nunca se publicaban en la revista Super Pop.

Para muchas chicas adolescentes, los Backstreet Boys fueron a la vez su porno, su ‘Star Wars’ y su fútbol. Su porno porque los BSB representaban un vehículo para su expresión sexual y una coartada para gritar obscenidades que la sociedad no les permitía decir en otros contextos; su ‘Star Wars’ porque despertaban un culto que solo podía saciarse mediante el coleccionismo de fotografías, el aprendizaje de datos y el consumismo; y su fútbol porque asistir a un concierto suyo significaba gritar dando rienda suelta a sus emociones más primarias rodeadas de otras chicas que sienten lo mismo.

AJ McLean incluso contaba, con visible incomodidad, que algunas chicas que se le acercaban tenían orgasmos mientras él les firmaba el autógrafo. En 2017, la periodista Carly Lewis recordaba en un artículo de Vulture su fanatismo infantil por los Backstreet Boys. “Yo no me daba cuenta, en la cima de mi devoción, de lo desviado que debía resultar que unas niñas, no unas chicas adolescentes, sino unas niñas, deseasen con tanto ardor a cinco hombres adultos. El espectáculo de suspirar por mi Backstreet Boy elegido [Kevin, el más mayor, con 28 años] está íntimamente ligado al momento en el que sonó una campanita en mi cabeza indicándome que mi sexualidad estaba lista”, escribió Lewis.

Parte del proceso madurativo de cualquier chica también implica descubrir que sus gustos serán sistemáticamente despreciados por la cultura hegemónica. De hecho, la crítica musical especializada a menudo utilizaba a las “niñas histéricas” del público para desacreditar musicalmente a los Backstreet Boys. En 1999 el crítico Dan DeLuca describió un concierto de Backstreet Boys en Philadelphia como “horrible, horriblemente anodino para cualquiera que no esté motivado por sus impulsos hormonales”. El crítico de The New York Times, Jon Pareles, presentó a esas hordas de niñas como una amenaza contra la autoridad del crítico de rock, el árbitro tradicional del valor de la música popular. “Esta temporada pertenece a las brigadas del pop infantil. El aplauso está pasado de moda, la reacción más ansiada por la cultural popular ahora mismo es el chillido de una turba de niñas. Cuando se dirige hacia hombres, ese chillido significa una fantasía romántica que está testando unas respuestas hormonales recién descubiertas. Y desde hace unos años, su volumen ha ido creciendo hasta el punto de amenazar con acallar cualquier cosa que aspire a atraer al público adulto”, sentenció en un artículo titulado «Cuando el pop se convierte en un juguete» que, además, ignoraba deliberadamente que algunos de los mayores mitos del rock (Elvis Presley, los Beatles) despegaron gracias al apoyo de esos chillidos adolescentes.

Las críticas contra Backstreet Boys estaban teñidas de desprecios misóginos y homófobos

Esta corriente de pensamiento estaba tan asentada que la revista Bravo, en su sección “Tablón BSB” en la que las fans enviaban poemas, dibujos y opiniones, había un espacio para que las fans se desahogasen, hartas de que la gente (novios, compañeros, hermanos mayores) se rieran de ellas y de los Backstreet Boys. Esto, claro, no ocurría con productos culturales consumidos por niños como ‘Bola de dragón’, ‘Los Goonies’ o las pegatinas de motos.

Por todos estos motivos, las críticas contra Backstreet Boys estaban teñidas de desprecios misóginos y homófobos. Y los propios BSB estaban al corriente de este prejuicio. Nick Carter señaló la sensibilidad romántica del grupo como la causa de su fracaso inicial en Estados Unidos: “Cuando sacamos nuestro primer álbum lo que se llevaba era Snoop Dog y Nirvana, nosotros estábamos en el lado equivocado de la rueda”. Brian Littrell contaba que en el colegio le llamaban “mariquita” por ir por los pasillos canturreando estribillos de New Kids On The Block. Tras ver el videoclip de ‘Quit Playing Games (With My Heart)’, Kevin Richardson le rogó a la discográfica que eliminasen sus planos con el torso húmedo (no le hicieron caso). “Mucha gente nos desprecia porque no empezamos actuando en bares”, lamentaba Richardson, “Pero donde sí actuamos fue en los institutos de toda América y, tío, los adolescentes son un público muy duro”. Especialmente los chicos, que como explicaba hace poco Nick Carter acudían a sus shows solo para llamarles maricas y tirarles objetos.

Chris Cole, autor del podcast Waking Up Bipolar, recordaba en su autobiografía lo difícil que le resultó crecer oprimido por la masculinidad normativa: “A veces un chico era marica porque lloraba. Otras, porque escuchaba a los Backstreet Boys”. Un reportaje de portada de la revista musical Spin en 1998, titulado “En la cama con los Backstreet Boys”, entrevistaba a varias fans y una de ellas decía que su novio le hacía rabiar diciéndole que no eran más que “unos maricones que no saben cantar”. Chris Martin confesó que cuando era adolescente sus grupos favoritos eran U2 y Take That, lo cual le llevó a replantearse su orientación sexual porque cómo podía ser hetero si le gustaba tanto una boy band.

Uno de los primeros vídeos virales de internet fue una parodia de ‘I Want It That Way’ titulada ‘Which Backstreet Boy is gay?’, con referencias a llevar ropa de mujer, jugar al croquet, escuchar a los Village People o tener el culo dolorido. En una de sus giras, Offspring sacaba cinco muñecos hinchables vestidos como los Backstreet Boys y los destrozaban con bates. Los líderes de la banda de Brit Pop Oasis, Liam y Noel Gallagher, declararon que alguien “debería disparar” a los BSB. (La réplica de los Boys no pudo ser más recatada: “Que se vuelvan a Londres”, dijo AJ; “Su opinión no significa nada para nosotros”, añadió Kevin). Y, por supuesto, Eminem se declaró “anti-Backstreet” en su canción ‘Marshall Matters’, en la que rapeaba sobre sus ganas de matar a todas las boy bands: “Estos putos niñatos no saben cantar y Britney es basura, menuda puta más retrasada; veo a todos los mariquitas sonriendo en las revistas, ¿qué fue de perder la cabeza y ponerse violento? New Kids On The Block chupaban pollas, las boy bands me ponen enfermo. Estoy deseando pillaros en público, maricones”.

Lo que Eminem no entendía es que él mismo era, en esencia, un Backstreet Boy. Al igual que los BSB era un chico blanco que adoptaba maneras, estéticas y músicas del hip hop. Como ellos, llevaba el pelo con mechas rubias. Y por mucha coartada cómica que le pusiera, posó completamente desnudo para Rolling Stone con el cuerpo embadurnado en aceite.

Del mismo modo, el grupo de punk-pop Blink 182 hizo una parodia del videoclip de ‘I Want It That Way’ con ‘All The Small Things’. Los tres integrantes iban apareciendo en situaciones afeminadas (correr por la playa, lamer un telescopio, posar semidesnudos) intercaladas con muestras de su verdadera personalidad, que por supuesto era marcadamente masculina (no saber bailar, tocar instrumentos, hacer caca). El humor debía neutralizar cualquier atisbo de homoerotismo accidental. Pero en un giro perverso de los acontecimientos ‘All The Small Things’ fue número 1 en MTV y gracias a que los chicos de Blink 182 eran, en realidad, igual de normativamente atractivos que los Backstreet Boys, el grupo se convirtió en un fenómeno de fans adolescentes como el que pretendían ridiculizar.

Si algo tienen en común la mayoría de integrantes de boy bands es el complejo y la vergüenza que sienten por serlo. Tras una gira mundial con Backstreet Boys, McLean se embarcó en una gira de bares bajo el nombre artístico Johnny No Name cantando versiones de Stone Temple Pilots o Rage Against The Machine. Y, aunque al principio los BSB se mostraron orgullosos de su espíritu sensible y “afeminado”, lo cierto es que en cuanto rompieron lazos con sus managers originales en 1998 su imagen giró hacia una masculinidad más tradicional.

El vídeo de ‘I Want It That Way’ no trataba sobre el amor o sobre “la chica”, sino sobre el poder que los Backstreet Boys habían adquirido: tenían un jet privado, aterrizaban en un aeropuerto cerrado para ellos y actuaban rodeados de fans. Pero ahora ya no se ofrecían a ellas, sino que les daban la espalda en una actitud más de estrella del rock arrogante que de estrella del pop ofrecida. En el vídeo de ‘Larger Than Life’, una canción que literalmente trataba sobre el amor de sus fans, decidieron presentarse a sí mismos en las antípodas de aquellos semidesnudos mojados de ‘Quit Playing Games’: aparecían enfundados en armaduras robóticas y libraban una guerra intergalática. Dos referentes, el militarismo que marcaría a Estados Unidos en los primeros años 2000 y los blockbusters de Hollywood, mucho más masculinos que los de sus videoclips anteriores.

Después de Eminem (el Backstreet Boy del rap) y de Chris Martin (el Backstreet Boy del rock), llegaron muchos más. Nick, Kevin, Brian, Howie y AJ corrieron para que Justin Bieber, Adam Levine, Zac Efron, Ryan Philipe, Josh Hartnett, Chris O’Donnell, Fredie Prinze Jr u Orlando Bloom pudieran volar. Los tatuajes dejaron de sugerir peligro para erigirse como el mínimo común denominador de la estética masculina (hasta el punto de que, en 2014, un presidiario literal se convirtió en un sex symbol cuando la policía publicó su foto de arresto en Facebook y al salir de la cárcel hizo carrera como modelo). En 2012 los protagonistas de Magic Mike liderados por Chaning Tatum, que es más Backstreet Boy que varios de los auténticos integrantes de los Backstreet Boys, no solo bailaban ‘I Want It That Way’ en su espectáculo de striptease para mujeres enfervorecidas sino que en su tiempo libre debatían sobre los datos de la trayectoria musical de BSB como si estuvieran hablando de rugby o de la NBA. En 2018, el fundador de Facebook Mark Zuckerberg publicó un vídeo cantando ‘I Want It That Way’ en un karaoke junto a Kanye West.

Hoy el término “boy” tiene mucho más valor social que “man”, que durante siglos fue la palabra más valiosa de la cultura occidental. Muchos chavales en Tik Tok se someten voluntariamente a la mirada lasciva de sus espectadores y la buscan mediante el exhibicionismo físico, la sensibilidad o incluso el baile. La masculinidad es hoy artificial y mediatizada y su valor no se mide tanto en coches, violencia o posición profesional como ocurría antes. Ni siquiera en potencia sexual. Hoy el valor de la virilidad se mide en cuántas miradas de deseo eres capaz de atraer. Hoy, todos los chicos son un poco Backstreet Boys.

Los verdaderos Backstreet Boys, por su parte, siguen en activo y bailando con el mismo entusiasmo que el primer día. Esta semana han anunciado su gira DNA 2022, que parará el 4 de octubre en Madrid y el 6 en Barcelona. Hace tres años dieron un concierto en Madrid y, hacia la mitad del show, Brian y Kevin se metieron detrás de un biombo para desnudarse y arrojar al público su ropa interior. “A lo largo de los años”, iba explicando Brian, “Nos tirasteis montones de bragas y sujetadores. Hoy ha llegado el momento de devolveros el regalo”. Esta vez, nadie se rió de ellos.

Travis Scott vuelve a abrir la veda de ‘UTOPIA’, su nuevo disco

2

Travis Scott se enfrenta este año al lanzamiento discográfico más difícil de su carrera. ‘UTOPIA’ es el título esperanzado de un disco cuyo lanzamiento quedó totalmente parado en noviembre, tras la tragedia acontecida en el festival Astroworld. Un día antes Travis publicó dos canciones nuevas, una de las cuales traía el desafortunado título de ‘ESCAPE PLAN’. La otra era ‘MAFIA’, y ninguna de las dos aparece ya entre las 10 más escuchadas de Travis en Spotify. Sus cifras son muy inferiores a las que el rapero acostumbra.

Desde entonces, Scott ha mantenido un perfil público más o menos bajo, pues no deja de ser pareja de una mujer apellidada Kardashian, mientras las demandas contra él por su gestión del festival -organizado por él- se han ido acumulando hasta llegar a una cifra próxima a las 100. El rapero ha sido padre, también ha emprendido una iniciativa llamada Project HEAL cuyo objetivo es mejorar la seguridad en grandes eventos, y recientemente ha realizado su primera actuación musical tras la tragedia, en la pre-gala de los Oscar.

El regreso de Travis a los escenarios daba a entender que el rapero está preparado ya para reanudar su carrera musical tras la tragedia, y nuevas pistas dan a entender que es así.

Estos días una serie de carteles relacionados con ‘UTOPIA’ han aparecido en varias vallas publicitarias de California, por lo que el lanzamiento del álbum podría estar más cerca de lo que parece. Los carteles incluyen frases como «¿buscando la utopía?» y «dirección contraria» y están situadas precisamente en dirección contraria al festival Coachella, donde Travis iba actuar antes de la tragedia. No obstante, otras fuentes apuntan que el disco no saldría hasta junio.

Travis habló sobre ‘UTOPIA’ hace más de un año. En una entrevista, el rapero declaró que, con su nuevo trabajo, preparaba un «sonido nuevo», y mencionó algunas de las artistas con la que le gustaría colaborar, entre ellas Björk, Beyoncé y King Krule.

Leticia Sabater reclama que ‘La soledad’ de Laura Pausini también es suya

2

La soledad‘ de Laura Pausini es una de las canciones más bonitas que ha producido la canción italiana. Un torrente de sentimiento con el que Pausini ganó el festival de Sanremo en 1993, catapultándola al estrellato. Lo hizo con la versión original, cantada en italiano y titulada ‘La solitudine’. Después la adaptó al español e incluso al inglés.

Lo que no tanta gente sabe es que Leticia Sabater grabó la versión en español de ‘La solitudine’ antes incluso que Pausini. En concreto, un año antes. ‘Como el primer amor’ era la pista 2 de su segundo álbum de estudio, ‘LETICIA’, publicado en 1993, y contaba con la misma letra escrita y adaptada por Pietro Cremonesi y Federico Cavalli. La interpretación vocal de Sabater, sin embargo, era mucho menos… emotiva que la de Pausini. El disco se puede comprar en Discogs pero no está disponible en plataformas. En Youtube se pueden escuchar canciones sueltas.

‘La soledad’ será para siempre una canción identificable de Laura Pausini en todas sus versiones, y nunca de Sabater pues Pausini la grabó primero y fue ella quien la convirtió en un gran éxito. Sin embargo, Sabater ha reclamado ahora su parte del pastel, aprovechando que Pausini ha estado presentando en sociedad su nuevo documental ‘Un placer conocerte’.

Desde Socialité, un programa de Telecinco, la autora de ‘La Salchipapa’ se ha dirigido a Pausini para explicar: “Es una canción que nos dieron a la vez, a ti en italiano y a mí me la dieron en español. La grabamos en el mismo año y salió a la vez». Sabater reconoce que le «duele un poquito» que «nunca se me haya reconocido que esa canción es mía también”.

El programa de Telecinco ha tenido ocasión de preguntar a Pausini por las declaraciones de Sabater durante una rueda de prensa, y la italiana ha vuelto a explicar que ‘La solitudine’ cuenta su historia de desamor con su primer novio, Marco, quien «me traicionó y me hizo descubrir, cuando era adolescente, lo que era sentirse sola”. Sabater discrepa: “Laura, esa maravillosa historia de amor no es sólo tuya. También es mía. Bueno, diría que nos atañe a tres personas: a Marco, a ti y a mí”.

A espera de que Pausini y Sabater resuelvan sus diferencias, pues Pausini ha manifestado su intención de conocer personalmente a la autora de ‘Leti Rap’, cabe recordar que Sabater ya versionó a Pausini hace unos años. La canción escogida fue ‘Se fue’. Por su parte, Pausini será este año co-presentadora de Eurovisión 2022, que se celebra en Turín.


Jack Harlow se anota un macrohit sampleando a Fergie en ‘First Class’

3

Jack Harlow concentró casi todas las malas críticas que tuvo ‘INDUSTRY BABY’. Nadie entendía por qué Lil Nas X había decidido que era buena idea llamar a un rapero blanco heterocis para uno de los singles principales de uno de los discos más importantes que se han hecho sobre la comunidad LGTB+, ‘Montero‘.

En uno de sus temas más conocidos, Jack Harlow canta con nada menos que Chris Brown. En la versión con featurings de su mayor hit, ‘WHATS POPPING’, quien aparece por ahí es nada menos que DaBaby. Y las malas compañías son el mal menor de una carrera que contenía éxitos que se llaman cosas como «Quiero ver algún culo«.

En cualquier caso, ‘INDUSTRY BABY’ ha servido para dar a conocer a Jack Harlow a un nuevo público. Por primera vez una grabación suya ha rebasado los 1.000 millones de reproducciones, y además no se perdió su presentación en los Grammys.

Era el momento adecuado para relanzar su carrera y tras el single ‘Nail Tech’, Jack Harlow se ha agenciado un número 1 global en la lista mundial de Spotify el día de salida del segundo sencillo de su inminente nuevo álbum. ‘First Class’ desbancaba el pasado viernes a la mismísima ‘As It Was’ de Harry Styles y pelea con esta para ser número 1 directo en Reino Unido. Es hoy nuestra “Canción del Día”.

‘First Class’ samplea a Fergie, en concreto ‘Glamorous’, en esta producción elegante y cuidada. El deletreo de G L A M O R O U S es embriagador, como también lo es el piano y esa ambientación tristona que recuerda al mejor Mike Skinner. Se queda a las puertas de callar muchas bocas, pues también tenemos esa frase en la que presume de beber zumo de piña para endulzar el sabor de su semen para su chica. Tiene bastante delito que haya salido en Rolling Stone diciendo que “ser capaz de hacer una canción que le guste a las mujeres” era su objetivo cuando hacía ‘First Class’. Pero en cualquier caso la canción se ha viralizado rápidamente en TikTok, donde Jack Harlow la anunciaba. El álbum ‘Come Home the Kids Miss You’ sale el 6 de mayo.

Lo mejor del mes: