Inicio Blog Página 661

Escucha lo nuevo de The Weeknd, Tove Lo, Morrissey, Shura, Niños Mutantes, Lauren Jauregui, Fangoria & Joe Goddard…

14

Una semana más, en JENESAISPOP listamos y secuenciamos las principales novedades musicales de la semana en la playlist Ready for the Weekend. No en vano, y pese a la extraña situación de crisis global que vivimos, muchos artistas persisten con sus planes y publican sus nuevos discos. Y hablamos de pesos pesados en la industria internacional, como The Weeknd, Morrissey y J Balvin, o Triángulo de Amor Bizarro –nuestro Disco de la Semana y ya Disco Recomendado– y Niños Mutantes en el ámbito nacional alternativo. Y hay más: Låpsley, Die Antwoord, Fleur East, Baxter Dury, Conan Gray (nuevo ídolo adolescente surgido de Youtube), Kelsea Ballerini, el rapero vallisoletano Erik Urano, la productora TOKiMONSTA, los post-pop-rockeros Moaning, Izo Fitzroy, El Verbo Odiado, Summer Spree (alias de Álvaro Muñoz, antes Tarik y la Fábrica de Colores), nuestro colaborador Jaime Cristóbal con su proyecto J’aime y el trío Mäbu publican también hoy disco.

La semana no había sido excesivamente generosa en cuanto a nuevos singles, muy probablemente por la incertidumbre generalizada. Pero sí habíamos venido escuchando interesantes novedades en forma de canción de Perfume Genius, Purity Ring, The Avalanches, Pretenders, Bunbury, Anna Andreu o Maya Hawke (la actriz de ‘Stranger Things’, hija de Ethan Hawke y Uma Thurman, de la que os hablaremos a fondo en breve). A ellos se suman hoy novedades de Shura, The Radio Dept., Josef Salvat, Lauren Jauregui, Thundercat, John Legend, Don Patricio & Bizarrap, Bejo, Deep Purple (!), Paul Weller, EOB (proyecto en solitario de Ed O’Brien de Radiohead), Melanie C, Varry Brava, I Break Horses, Ana Tijoux, Grises, Hayley Williams (Paramore), Waxahatchee, Princesa Alba, Mostaza Gálvez, St Woods, Noah Cyrus, Juan Magan & Omar Montes & Chimbala (¿la canción del verano 2020 –si hay– en España?) y un largo etcétera.

Tampoco faltan curiosidades que, en muchos casos, están inspirados (o forzados) por el confinamiento forzado por el coronavirus: L Kan, Zahara, Niña Polaca (con un sentido himno a Madrid) o Hidrogenesse (con una preciosa adaptación a piano de Chico Blanco), entre otros, contribuyen así a amenizarse/nos estos días. Además, Tove Lo sorprende con una adaptación al inglés de un viejo tema de su compatriota Veronica Maggio, el dúo Chavales hace lo propio con el clasicazo de Junco ‘Hola, mi amor’, Fangoria lanza un remix de ‘Un boomerang’ a cargo de nada menos que Joe Goddard (Hot Chip) y los herederos de Mac Miller autorizan a publicar una edición ampliada de su disco póstumo ‘Circles’. Además, el excéntrico Alien Tango lanza su disco de temas de 15 segundos para la «era Tik Tok».

Escucha la playlist «Ready for the Weekend»

‘In Your Eyes’ es otra canción incontestable del The Weeknd más pop

10

The Weeknd publica hoy su nuevo disco, que de primeras no profundiza tanto como esperábamos en el sonido de ‘Blinding Lights’, su reciente pelotazo (se acerca a los 600 millones de streamings solo en Spotify). El tramo medio está de hecho poblado por baladas y medios tiempos, y es en la segunda parte del álbum donde encontramos el mencionado single y el que posiblemente será el siguiente, pues está siendo potenciado en las oportunas playlists.

No me refiero a la balada ‘Scared to Live’, presentada en Saturday Night Live, y situada en la primera mitad del disco, sino a ‘In Your Eyes’, un considerable temazo synth-pop de grandes influencias italo y guitarras a lo Chic que, como ‘Blinding Lights’, está co-escrito y co-producido por Max Martin y Öscar Holter (el tema incluye también una acreditación para el rapero Belly, colaborador habitual de Abel Tesfaye). Sin embargo, ‘In Your Eyes’ no presenta la energía implacable de ‘Blinding Lights’, sino un sonido más melancólico comparable al de ‘Secrets’ o ‘I Feel it Coming’… y la sorprendente presencia de un solo de saxofón, el instrumento más ochentero que existe, y que en tiempos relativamente recientes ha sido usado en canciones históricas como ‘Midnight City’ de M83 o en hits tan divertidos como ‘Last Friday Night (TGIF)’ de Katy Perry.

Puede que, temáticamente, ‘In Your Eyes’ vuelva a no contarnos nada nuevo: es la misma historia de un hombre arrepentido por haber engañado a la mujer que supuestamente ama. Es la historia que solo cabe esperar de este artista con corazón de hielo que considera Las Vegas su hogar y que se ha convertido en el Joker en esta etapa de su carrera, como queriendo convertirse por fin en ese ente malvado al que no había sido capaz de enfrentarse hasta ahora. «He intentado encontrar el amor demasiadas veces en otras personas, pero espero que sepas que voy en serio cuando te digo que eres la más importante», canta Abel Tesfaye. Sin embargo, nada de esto puede privar a nadie de disfrutar de esta estupenda canción con la que The Weeknd vuelve a sumar otro aciertazo a su repertorio más pop.

Festival de Cannes, pospuesto hasta verano

0

El festival de cine de Cannes, el más importante del mundo, ha anunciado su aplazamiento debido al coronavirus. “Hemos estudiado todas las opciones para preservar su celebración, y finalmente hemos optado por un sencillo aplazamiento hasta finales de junio-principios de julio”, ha comunicado. El festival, que iba a anunciar su programación el próximo 16 de abril, iba a celebrarse originalmente del 12 al 23 de mayo, pero Francia -como el resto del mundo- se encuentra en reclusión, y de hecho eventos que iban a tener lugar más tarde de esas fechas, como Glastonbury, han sido cancelados como medida de prevención.

Esta es la primera vez en la historia que Cannes -festival que arrancó en el año 1946- aplaza su celebración, pero de haber cancelado sería la segunda. En 1968, Cannes hubo de cerrar en pleno desarrollo debido a las famosas protestas sociales del mayo francés.

En el mismo comunicado, Cannes muestra su «solidaridad con quienes están luchando contra la pandemia» y añade que sus «pensamientos están con las víctimas» mortales de la enfermedad, que han ascendido a un total de 372 y 4.761 hospitalizados. En 2019 JENESAISPOP tuvo ocasión de acudir al festival de cine francés, que entregó la Palma de Oro a la posteriormente oscarizada ‘Parásitos‘ de Bong Joon-ho.

Primeras gratas sorpresas y decepciones en ‘After Hours’ de The Weeknd

20

The Weeknd lanza hoy uno de los discos más esperados del año, un ‘After Hours’ que llega respaldado por el enorme éxito de ‘Blinding Lights‘, actualmente nada más y nada menos que la canción más escuchada a nivel global. Y lo primero que llama la atención es que el disco no tiene featurings, aunque sí varios co-autores y co-productores de enorme interés.

En ‘After Hours’, The Weeknd sigue explorando el sonido ochentero de ‘Starboy’, como es evidente en el single principal, pero no todo lo que nos gustaría tras el éxito de ‘Blinding Lights’. Esa parte más ochentera del álbum llega tan solo en parte de su segunda mitad, cuando aparece la propia ‘Blinding Lights’, después ‘In Your Eyes’ y después ‘Save Your Tears’. No es casualidad que las tres estén firmadas por Max Martin y también por Oscar Holter, aunque lo más llamativo no es lo italo que suenan una detrás de otra, sino que cada vez van recordando más y más a la canción melódica italiana incluso por encima de influencias como Moroder o Chromatics. Ese tramo es la gran sorpresa del álbum porque no se compone de réplicas de ‘Blinding Lights’, pero es muy coherente con ella.

Sin embargo, hay muchas otras cosas en el largo de 56 minutos. El canadiense va un poco más allá en ‘After Hours’ gracias a la participación de Oneohtrix Point Never en varios temas. El proyecto de Daniel Lopatin ha sido durante años uno de los secretos mejor guardados de la música electrónica experimental anglosajona, pero en los últimos años se ha labrado una exitosa carrera como productor de bandas sonoras (‘Good Time’, ‘Uncut Gems’) y también para otros artistas: el autor de ‘Replica’ ha trabajado con ANOHNI, FKA twigs o Tim Hecker, y si a alguien le extraña encontrar su nombre en un disco de The Weeknd hay que recordar que Lopatin compuso una de las canciones de su último trabajo de estudio pensando en Usher. También ha trabajado con Iggy Pop o David Byrne y con Rosalía en un proyecto inédito, si bien obviamente ‘After Hours’ es el trabajo de mayor envergadura comercial en el que ha participado. Su tema más importante es ‘Scared to Live’, el que inspirándose en ‘Your Song’ de Elton John se presentó en SNL, y también figura en un interludio de 3 minutos por el que se asoma Kevin Parker de Tame Impala, y en la conclusión del álbum. Su presencia no es demasiado evidente.

Al menos no tanto como los guiños al post-dubstep y al drum&bass que escuchamos en el primer tramo. ‘Too Late’ y ‘Hardest to Love’ parece que van a llevarnos a un disco muy diferente del que luego aparece: en verdad el tramo medio del álbum está lleno de medios tiempos y baladas que remiten con torpeza al primer The Weeknd. Los temas de Metro Boomin al menos escuchados «en diagonal» no parecen aportar demasiado. En cuanto a temática, volvemos a asistir a un viaje -a través de Las Vegas- por el desamor y los males de la fama, el tema recurrente de Abel Tesfaye y del que parece no agotarse. Ahí se percibe a un artista estancado.

Los seguidores de The Weeknd en Twitter han convertido #AfterHours en «trending topic» rápidamente, elogiando los diversos estadios por los que pasa y que «todas sus canciones podrían ser un éxito». De momento en nuestro foro de The Weeknd no ha entusiasmado tanto: Orenji dice “vaya coñacito de disco le ha quedado” y Dardo se suma: “me está pareciendo un poco flojo así en general”. En Popjustice hay mayor diversidad de opiniones, entre quienes piden que madure como letrista de una vez, quienes elogian que por fin haya integrado todos los «The Weeknds» en un solo disco como no había sabido perfeccionar antes y quien indica «que la primera parte del álbum es sólida pero la segunda es inmaculada».


Triángulo de Amor Bizarro / oɹɹɐzıqɹoɯɐǝpolnƃuɐıɹʇ

La marca de un viejo vinilo en su funda de papel original, un agujero negro, un conjunto vacío, el centro, la nada… Todas esas ideas inspira la simple y cruda portada del quinto largo de Triángulo de Amor Bizarro. Un disco con el que el grupo radicado en Abanqueiro (apartado, por tanto, de la vida urgente y cruel de las grandes ciudades y, también, de la tiranía de las modas) pretende marcar un nuevo rumbo en su carrera. Pero que nadie tema, porque nosotros no lo percibiremos tan claramente. Esos cambios, en realidad, se refieren a su manera de enfocar la composición y la creación de las canciones, un refresco para recobrar la ilusión y las ganas de seguir. Sus seguidores y oyentes podemos, pues, estar tranquilos: las diferencias para nosotros, aunque palpables, no afectan a que estemos ante otro discazo incontestable. Cinco de cinco.

Y es que toda esa austeridad y oscuridad que sugiere la apariencia física del disco no es tal en su sonido. Por un momento nos lo hicieron creer así, con la violenta ‘Ruptura‘, una ráfaga de metralla percutida brutalmente entre guiños a Big Black y Atari Teenage Riot y protagonizada por un Rodrigo con voz alienígena absolutamente desgañitado que parece que, efectivamente, va a romperse. Y ‘Fukushima‘, prácticamente la antítesis, es un melancólico y reposado tema en el que, de nuevo, mandan la experimentación y los sonidos sintéticos de la primera electrónica. Pero eso sí, con una melodía tan deslumbrante como abrumadoramente triste, que habla de soledad en tiempos ultratecnológicos.

Las dudas que pudieran haber sembrado, pese a su indudable impacto, quedaron borradas de un plumazo con el pelotazo que es ‘Vigilantes del espejo‘. Una canción rotundamente pop –en la manera en que lo han sido The Cure (se da un claro aire a ‘In Between Days’) o The Smiths– en la que por primera vez graban guitarras acústicas y que, como nos explicaban, pretende reflejar la maldad suprema a través de ese amigo que nos seduce para abandonar (por un día, al menos) la vida tranquila y lanzarnos a un abismo en cuyo fondo podemos leer en letras luminosas las palabras «resaca mortal».

Esos tres adelantos ya indican que ‘oɹɹɐzıqɹoɯɐǝpolnƃuɐıɹʇ’ (ese es, al parecer su simbólico título oficial: siguen siendo ellos, pero puestos del revés) es un disco variado, de extremos y algo conceptual en su planteamiento (cada canción parte de una idea o emoción). Y efectivamente lo es. Pero lo cierto es que eso no deriva en un trabajo farragoso o pesado. Al contrario, es un disco que transcurre de forma fulgurante porque sobre todo es, de acuerdo a sus pretensiones, un disco pop. Uno que además no olvida quiénes fueron antes de ‘El gatopardo‘ (así lo corroboran trallazos como ‘Canción de la fama’ o ‘Calígula 2025’), pero que sobre todo busca seducir con melodías y ganchos exuberantes, como corresponde al carácter popular y celebratorio que, a su manera, persiguen aquí.

El pop se impone incluso a pesar de su extraña secuencia, que tras ‘Ruptura’ sorprende un poco con el dub sinuoso a lo Primal Scream/The Clash de ‘No eres tú’ –que, ojo, cautiva igualmente por sus ricas percusiones y la estupenda melodía entonada por Isa, que como nos decía Rodrigo, canta más confiada y mejor que nunca–. Una canción que induce a una tensión pre-bélica (“nuestro peor año, nuestra peor noche / Y cuando amanezca, y arranquen motores los tanques”)… que finalmente estalla a golpe de acelerón y distorsión. Esa inercia nos lleva a la festiva “Vigilantes” enlazada con la furibunda ‘Canción de la fama’, clásico trallazo rock marca de la casa “TAB” en el que se despachan contra el individualismo ultracapitalista, jugando al pimpampum con un ídolo pop autoerigido en dios todopoderoso (“que mis canciones se expandan como una plaga / que mis ganchos se claven como una daga / que mis caídas se narren como triunfos”). Nos sitúan así a unos niveles de energía que ya apenas descienden significativamente hasta el final del disco.

No lo hacen, gracias a su singularidad y su brillo melódico, canciones reposadas como la citada ‘Fukushima’ o el estratosférico medio tiempo a lo My Bloody Valentine/The Pains of Being Pure at Heart (en la forma, porque en el fondo tiene la estructura de una torch song de los 50) que es ‘ASMR para ti’, una emocionante canción de amor con trasfondo de violencia de género (“aunque no habrá más bailes para ti / tampoco más peleas ni arañazos”) entonada de forma hermosa por Isa. Es un valle de belleza previo a otro pico de tensión marcado por el himno de autodefensa feminista que es, entre los ricos juegos de guitarras ruidosas y acústicas y, sobre todo, el excitante intercambio vocal entre Isa y Ariadna Paniagua (Los Punsetes), ’Acosadores’, dilatado por el retrato de un neo-dictador que es la rabiosa ‘Calígula 2025’ (y que aunque no esté dedicada explícitamente a Santiago Abascal, cabe pensar en él cuando canta eso de “empezó como un trabajo / Ministerio de Propaganda / Ya que nunca fue militar era el primero en cobrar de otro partido”) y la increíble ‘Folía de las apariciones’ que, a partir de ese estilo de danza del siglo XV, crea una cumbre fascinante, una canción vibrante que se eleva hacia el infinito en una espiral de energía y giros melódicos hipnóticos. Y, para colmo, seduce también con su lírica de fantasía romántica en la que el futuro fantasma de la propia Isa Cea sobrevuela las rías de A Coruña persiguiendo (y atormentando) a su amado, tan desaparecido por entonces como ella misma.

‘oɹɹɐzıqɹoɯɐǝpolnƃuɐıɹʇ’ cumple con creces, por tanto, la intención de erigirse en el disco pop por antonomasia que cabía esperar de Triángulo de Amor Bizarro. Que, además, no puede decepcionar a nadie. Ni a los que se identifican con su parte más rockera y apta para el pogo, ni a los que admiran sobre todo sus ganchos, ni a los que les valoran por su valentía y experimentación. En ese aspecto, la producción de este disco –firmada a medias por el cuarteto, por todo el trabajo previo en su estudio doméstico, y por el rocoso y explosivo Carlos Hernández Nombela, con el que dieron el acabado final en Estudio 1 de Madrid– es también otro apartado en el que recrearse con unos buenos auriculares. Sirva de ejemplo esa nueva cumbre con la que se cierra el disco, el baladón por la vía Cocteau Twins titulado ‘Cura mi corazón‘ que, entre referencias zoológicas y mitólogicas, parece una alusión ecologista… o catastrofista ante la emergencia climática. Su final tras su trotón curso sobre una nube eléctrica, en el que sintetizadores y latigazos de distorsión se funden mientras el feedback de lo que parece un bombo se cruza de lado a lado de cada auricular (el epílogo que han llamado ‘Los golpes olvidados’) supone un deleite glorioso para esta nueva obra maestra de, sin dudas, se ha mostrado como el mejor grupo de pop y rock español de los últimos tres lustros.

Triángulo de Amor Bizarro preveían presentar ‘oɹɹɐzıqɹoɯɐǝpolnƃuɐıɹʇ’ a partir del próximo mes de abril y todo el verano en diversas fechas que, ahora mismo, están pospuestas o pendientes de confirmación. La única fecha de presentación de este disco que parece segura ahora mismo es la que ofrecerán en Ochoymedio Club de Madrid, el día 2 de octubre.

J Balvin saca ‘Colores’, su nuevo disco, y estrena el vídeo de la divertida ‘Amarillo’

32

En medio de la crisis sanitaria, algunos artistas están posponiendo el lanzamiento de sus nuevos discos, pues la situación actual ha complicado o directamente imposibilitado la llevada a cabo de los planes de promoción originales. Sin embargo, J Balvin sigue adelante con el lanzamiento de su nuevo disco, ‘Colores’, ya disponible.

‘Colores’ (como lo nuevo de The Weeknd) sale a la luz con todo el mundo ya confinado en sus casas, de cara a la que va a ser la primera semana dura de verdad para la industria musical en cuanto a la salida de discos, pues las tiendas están cerradas y las descargas ya no son lo que eran. Esto no será un gran problema para José Álvaro Osorio Balvín, uno de los reyes absolutos del streaming actual, como tampoco lo está siendo para su colega Bad Bunny, pero eso ya lo sabíamos. J Balvin es un artista ultra-masivo que no depende de las pocas ventas de discos físicos para subsistir al margen de los conciertos, que tampoco se pueden realizar, pero al margen de la situación horrenda que nos ha tocado vivir actualmente, ‘Colores’ ya era uno de los discos más esperados de 2020 después del éxito de ‘Vibras‘ y de ‘OASIS‘. Y quizá sirva para poner un poco de «color» a estos días de aislamiento.

El nuevo álbum del artista colombiano llega impulsado por el éxito de ‘Blanco’ y ‘Morado’, que además de producir streamings multimillonarios, han sido sendos grandes éxitos en España, al haber alcanzado el top 7 y el top 3 de la lista de éxitos, respectivamente. ‘Rojo’ acaba de debutar en el top 4 y se mantiene en el número 4 de las 50 canciones más escuchadas de Spotify en España, con ‘Morado’ cerca (6) y ‘Blanco’ no muy lejos (30). ‘Amarillo’ es el siguiente single y presenta un toque africanista representado también en su videoclip, estrenado a su vez. No puede resultar más apetecible en cualquier caso esta explosión de color y ritmo a día de hoy. Una pena que para tener esa portada -obra de Takashi Murakami- en físico, sí habrá que esperar.

Pretenders siguen encantadores en ‘The Buzz’, el single que presenta su nuevo disco

2

Pretenders vuelven este año con un nuevo disco llamado ‘Hate for Sale’ que verá la luz el próximo 1 de mayo. Es un trabajo producido por Stephen Street (The Smiths, The Cranberries, Blur), el undécimo de la carrera de Pretenders, y el primero en haber sido escrito entre Chrissie Hynde y el guitarrista James Walbourne (Jerry Lee Lewis, Dave Gahan, The Rails).

No hay ninguna gran sorpresa escondida en el sonido de ‘The Buzz’, el primer sencillo extraído de este disco que llega cuatro años después de ‘Alone’, el hasta ahora último disco de estudio de la banda británica. Se trata de una encantadora canción de pop-rock con guitarras acústicas y eléctricas que muestra a la banda en buena forma. Así explica Hynde su temática: «Creo que todos sabemos que las relaciones amorosas pueden ser similares a la adicción a las drogas. Se trata de eso. No habló por mi, por supuesto, nunca soy obsesiva, nunca obsesiva, nunca obsesiva».

Os dejamos con el tracklist de ‘Hate for Sale’:
Hate For Sale
The Buzz
Lightning Man
Turf Accountant Daddy
You Can’t Hurt a Fool
I Didn’t Know When To Stop
Maybe Love Is In NYC
Junkie Walk
Didn’t Want To Be This Lonely
Crying in Public

Nick Cave pospone sus conciertos en España; Lola Indigo aplaza la «Noche de las Brujas»

3

Nick Cave & the Bad Seeds comunican la postergación de su gira europea, que les traía a España a finales del mes de abril y a otros países europeos hasta finales del mes de mayo, debido a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19. El australiano y su banda de acompañamiento presentaban ‘Ghosteen‘ el 25 de abril en el WiZink Center de Madrid y el 26 de abril en el Palau Sant Jordi de Barcelona, pero estas fechas así como el resto han de ser pospuestas. Pronto se anunciarán las nuevas fechas de estos conciertos, para los que las entradas originales seguirán siendo válidas.

Estas son las fechas afectadas de Nick Cave, quien acaba de ser noticia por declarar que jamás cambiaría una letra vieja por resultar ofensiva hoy en día, en una carta que vale la pena leer.
Wednesday 22 April – Campo Pequeno, Lisbon, Portugal
Thursday 23 April – Campo Pequeno, Lisbon, Portugal
Saturday 25 April – WiZink Center, Madrid, Spain
Sunday 26 April – Palau Sant Jordi, Barcelona, Spain
Wednesday 29 April – Ziggo Dome, Amsterdam, Holland
Thursday 30 April – Sportpaleis, Antwerp, Belgium
Saturday 2 May – Arena Birmingham, Birmingham, UK
Sunday 3 May – Motorpoint Arena, Cardiff, UK
Tuesday 5 May – The SSE Hydro, Glasgow, UK
Wednesday 6 May – Manchester Arena, Manchester, UK
Friday 8 May – 3Arena, Dublin, Ireland
Tuesday 12 May – First Direct Arena, Leeds, UK
Thursday 14 May – The O2, London, UK
Friday 15 May – The O2, London, UK
Sunday 17 May – Lanxess Arena, Cologne, Germany
Monday 18 May – Barclaycard Arena, Hamburg, Germany
Wednesday 20 May – Royal Arena, Copenhagen, Denmark
Thursday 21 May – Royal Arena, Copenhagen, Denmark
Saturday 23 May – Ericsson Globe, Stockholm, Sweden
Monday 25 May – Spektrum, Oslo, Norway

Otra artista que anuncia hoy el aplazamiento de un concierto próximo es Lola Indigo. Su «Noche de las Brujas» era muy esperada pues iba a ser el concierto más importante -por envergadura- de Mimi Doblas hasta la fecha, al celebrarse en el WiZink Center de Madrid. La fecha era el 2 de mayo, pero la autora de ‘Akelarre’ ha de postergarlo. Ha anunciado: «Pronto os daré la nueva fecha para la Noche de las Brujas, siento muchísimo comunicar que se aplaza pero tenemos que estar 100% seguros de que todos vamos a estar bien y que va a ser una celebración 🙏🏼 el Akelarre volverá mas fuerte que nunca».

Ante esta panorama cabe esperar noticias también sobre los próximos conciertos de Dua Lipa en España, programados para el 26 de abril en el WiZink Center de Madrid y para el 27 en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Marem Ladson / Azul

0

Marem Ladson ha publicado un EP de 5 canciones en el que todas sus pistas son totalmente diferentes entre sí. Ya su primer largo, por mucho que estuviera inspirado mayormente en la canción folk americana de los años 60 y 70, abría sus puertas a otros sonidos como el rock tipo The Strokes, pero ‘Azul’ demuestra que las fronteras musicales de esta joven cantautora gallega que llegó a vivir en Houston pues su padre es estadounidense iban más lejos de lo que cualquiera podría haber imaginado en un primer momento.

Contestaba Marem en nuestro «tipo test» del pasado mes de enero que algunos artistas que han inspirado sus nuevas composiciones son «Vagabon, Tei Shi, Blood Orange, Clairo o Caroline Polachek». La sofisticación R&B de Tei Shi, que el año pasado entregaba un disco muy recomendable, es perceptible en el primer single publicado de este EP, un ‘Nothing Really Matters’ que también parece tomar ideas del llamado post-dubstep perpetrado años atrás por artistas como James Blake o Mount Kimbie, al menos en los ritmos. Pero lo mejor de ‘Nothing Really Matters’ es que nunca parece que sea un cúmulo de ideas que Marem no ha sabido sintetizar por culpa de la inexperiencia: todo suena en su lugar y en su justa medida en esta atmosférica producción con la que Ladson sorprendía presentando un nuevo sonido hace casi un año.

La artista, que el año pasado triunfara con Natalia Lacunza, considera ‘Azul’ un trabajo de «transición» entre su primer disco y el siguiente, que ya se encuentra preparando y en el que seguirá mostrando la diversidad de sonidos que le interesan. Explica que el significado del EP procede del doble significado de la palabra «azul» en los dos idiomas que utiliza para cantar, el inglés y el español: si en el primer idioma designa lo triste («blue»), en el segundo, dice, este color está más asociado a la «felicidad».

Ese tira y afloja entre el dolor y paz conforma el fondo de unas canciones que musicalmente no podrían ir a lugares más dispares. La riqueza instrumental de ‘No sentir nada’ apunta a la canción pop tal y como la entiende gente como Dirty Projectors (esos coros) o Blood Orange, y al hablar de una ruptura que Marem busca superar a la vez que abraza el cambio en su vida, puede ser la canción más importante del conjunto. Sin embargo, también vale la pena atender a su reflexión sobre el destino de ‘Círculos’, que curiosamente remite al tipo de pop de cantautora que hacía en los 90 gente como Dido, Alanis o Natalie Imbruglia; o a su delicado uso de la electrónica en ‘Fight’, que por su elemento orgánico e intimista, recuerda a Bon Iver como ella misma ha reconocido, pero también a otros exploradores de este sonido como Phil Elverum. Al margen de la bonita ‘Savior’, otra canción a la guitarra acústica que cantar frente a una ventana durante un día de lluvia café en mano (seguro que existe una playlist de este «mood»), todas son buenas canciones que muestran nuevos e interesantes lados de esta prometedora artista, cuyo segundo largo seguramente será de todo menos predecible.

Calificación: 7/10
Lo mejor: ‘No sentir nada’, ‘Nothing Really Matters’
Te gustará si te gusta: las artistas inquietas que no se limitan a unos pocos estilos
Escúchalo: vídeo de ‘No sentir nada’ en Youtube

Eurovisión 2020, la edición fantasma: las 10 grandes actuaciones que nos perderemos

10

Eurovisión ha optado por la más radical de todas sus opciones y ha decidido cancelarse. Nadie en todo su equipo millonario ha sido capaz de dar con una idea alternativa con la que entretener a los eurofans, de cuarentena en sus casas. Paradójicamente, es una noticia excelente para España, que acudía con una composición llamada ‘Uni-Universo’, que había sido completamente incapaz de llegar al top 100 de nuestro mismísimo país, pero que por alguna razón alguien había pensado que podía gustar fuera de él. El tema iba en una humillante posición 33 en las apuestas, es decir, por debajo incluso de la mayoría de canciones que debían pasar por el calvario las semifinales, y ahora al menos RTVE tiene un año para rectificar y enviar una canción que el público pruebe a partir de octubre en boca de Blas Cantó y por la que la misma España muestre algún tipo de interés. Suspendido Eurovisión, y en vista de que ya se conocían las 41 canciones participantes, os contamos qué 10 actuaciones estelares lamentaréis perderos.

El viral de Rusia

Rusia es uno de los países que más ruido había hecho -otra vez- con la banda Little Big, en marcha desde hace unos años. Su tema ‘Uno’ se había viralizado a lo Netta y su vídeo llevaba la friolera de 35 millones de visualizaciones. Una reivindicación retro a lo Fundación Tony Manero con un punto freaky y un as en la manga: un bailarín entre RuPaul, Lizzo y Pepe Viyuela.

La gran favorita: la Billie Eilish de Bulgaria

Bulgaria acudía con una balada en la línea de Billie Eilish, ‘Tears Getting Sober’. Victoria es una joven cantante salida de ‘Factor X’ que se pasaba todo el videoclip sentada en un banquito, por lo cual esperábamos una performance intimista y minimal que quizá habría podido dar la gran sorpresa. Eso sí, tenía que pasar por semifinales y Bulgaria tampoco es que sea el país más afortunado en Eurovisión.

El funky de Islandia

Islandia participaba con una simpatiquísima canción de funky que perfectamente podría haber compuesto (y coreografiado) Erlend Øye. La banda Daði & Gagnamagnið liderada por Daði se presentaba preparada con uniforme y coreografía e iba cuarta en las apuestas pese a que Islandia no suele ser favorita en el certamen. Realmente una pena.

La peculiar presentación de Lituania

Otra de las superfavoritas para ganar era la banda lituana The Roop, con un extravagante cantante al frente, una extraña mezcla entre el cantante de James y el cantante de Ska-P. La canción llamada ‘On Fire’ en cambio podría haber sido producida por GusGus, si bien su coreografía era de nuevo totalmente sui generis. Una lucha de contrastes que lamentablemente jamás sabremos qué aceptación habría encontrado.

El baladón de Italia

En el saco de baladas que acudían muy bien posicionadas estaba la suiza, la noruega, la holandesa, la rumana en la línea de ‘Stay’ de Rihanna… y entre las que acudían sin ninguna posibilidad, la de Francia. La que seguro, pero seguro iba a triunfar, era la italiana. Italia cae muy bien en el festival, siempre queda en las primeras posiciones, ‘Soldi’ fue el gran éxito que dejó 2019, este año acudía como primer país de Europa sacudido de manera salvaje por el coronavirus… y ‘Fai Rumore’ de Diodato es un pepinaco muy fácilmente recordable desde la primera escucha.

La Adele de Malta

Otros que siempre quedan bien son los suecos, y la mala noticia para The Mamas es que no representarán a Suecia en 2021, pues este año habrá otra edición de Melodifestivalen. Pero puestos a elegir una canción en la estela clarísima de Jess Glynne, este año me quedaba con el ‘All Of My Love’ de Destiny. De nuevo Malta llevando lo que deberían sus colegas de Reino Unido.

La expresiva performance de Australia

Aunque iba peor posicionada en las apuestas que en otras ocasiones, Australia no iba a pasar desapercibida con la performance con que iba a abrir la primera semifinal. Montaigne, con ‘Don’t Break Me’, podía atraer un mínimo al fan de las coreografías de Christine & The Queens, la expresividad de Olly Alexander de Years & Years y la honestidad de Troye Sivan.

La fiesta africana de Israel

Un par de países concursaban con sendas propuestas africanistas, como República Checa con ‘Kemama’ (el padre de Benny Cristo es de Angola) y, con algo más de opciones, Israel. Eden Alene iba a montar una considerable fiesta cantada en 4 idiomas: inglés, árabe, hebreo y amhárico, procedente del norte y centro de Etiopía, de donde son los padres de la cantante.

La Cleopatra de Azerbaiyán

Azerbaiyán, eterna favorita, figuraba una vez más en el top ten de las casas de apuestas con una adaptación de Cleopatra llevada a escena por una suerte de Selena Gomez llamada Efendi. La coreografía se quedaba a las puertas de acercarse a los territorios de Beyoncé, pareciéndose más bien al mal día de Lady Gaga o Britney, pero los beats tenían su pegada.

El disco de Alemania

Nos quedamos sin ver a Hooverphonic por Bélgica, el folk a lo Mumford & Sons de Dinamarca, los bailecitos de Macedonia, el tema entre Tegan & Sara y la primera Katy Perry de Irlanda o al Chester Bennington de Georgia. Una de las canciones más actuales las llevaba Alemania, con el debutante Ben Dolic apostando por un juego entre dance noventero y guitarras disco que podría haber dejado un buen resultado al país de Lena, ahora que tan bien le va a Dua Lipa.

El homenaje de Avalanches y Rivers Cuomo a David Berman no es oportunista

2

The Avalanches anunciaban hace un par de semanas su regreso tras ‘Wildflower‘, en aquel caso de mano de Blood Orange con el tema ‘We Will Always Love You’. Ahora, la que ha sido una de las bandas australianas clave en este siglo gracias a ‘Since I Left You‘, da continuación a aquel single con un tema llamado ‘Running Red Lights’ que tiene mucha miga.

El grupo explica en las redes sociales que no construyó esta canción pensando que pudiera ser un single, pero que Rivers Cuomo de Weezer la convirtió en ello gracias a su participación. “Rivers, como nosotros, siempre está cazando la melancolía, ese espacio entre las notas”, indican apelando también a la sensación de estar “superado” y “con el corazón roto”. Algo que refleja de manera muy evidente una letra que habla de «llorar en el coche» y sentirse «un inválido».

Por otro lado, estamos ante un sentido homenaje a David Berman, fallecido el año pasado: suyo es el texto entonado en un momento por Pink Siifu, pues está tomado de ‘Darkness and Cold’ de Purple Mountains. The Avalanches explican que David Berman les autorizó a usar ese texto suyo “hace años” (curioso porque el tema está publicado en 2019) y que ahora les resulta “extraño” publicar este tema 6 meses después de su muerte, pero así han querido hacerlo en lo que resulta un precioso homenaje.

Ni que decir tiene que su parte, el middle 8 con la frase «la luz de mi vida se apagará esta noche sin ningún resquicio de arrepentimiento», tiene ahora un nuevo triste sentido, dejando el momento más hermoso cuando entra ese piano calmado. El final de la canción, apelando a «la luz de California» suena en cambio esperanzado.

Y es que aunque la composición habla sobre años oscuros como los que ha vivido David, también habla de «la sensación de posibilidad que encierra siempre Los Ángeles, esa sensación de que cuando ya lo has perdido todo, ya no queda nada más que perder». En Los Ángeles se ha rodado el vídeo en el que Greg Brunkalla dirige a The Avalanches por segunda vez, y en el que vemos a un protagonista en tacones recorriendo de manera agridulce la ciudad tras consultar a una vidente. Un vídeo sencillo, pero muy poético, a la altura de las circunstancias.

Lo mejor del mes:

Viral: Ruth Lorenzo canta a su patio de vecinos desde el balcón

10

Los cantantes también están enclaustrados en sus casas como los que más. Algunos están aprovechando la ocasión para ofrecer conciertos a través de Instagram, y otros además de hacer eso, están cantando a sus vecinos desde la ventana.

Es el caso de Ruth Lorenzo, que además de formar parte de la iniciativa #YoMeQuedoEnCasa Festival, ha salido al balcón para aderezar los días de su patio de vecinos. En un momento la han grabado entonando el aria ’Nessun dorma’ de ‘Turandot’ (Giacomo Puccini), para muchos conocido como el mayor hit de Luciano Pavarotti. «¡Vamos, vecinos, que nosotros podemos!», continúa gritando Ruth entre una multitud de aplausos tras cantar esta composición que irónicamente se llama «Que nadie duerma». Y en otro se ha grabado ella misma para compartir una versión nocturna de ‘Dancing in the Rain’, el tema que llevó a Eurovisión, acompañado del texto en Instagram «music makes people come together».

Ambos vídeos han logrado decenas de miles de reproducciones en las últimas horas, siendo uno de los “virales” que está dejando la era del coronavirus. Otro es ‘Resistiré’ de Dúo Dinámico, que además de número 1 en iTunes España 32 años después de su edición, sube ya al puesto 129 en Spotify, rodeado de hits de reggaetón.

¿Te gustaría que Ruth Lorenzo fuera tu vecina en estos momentos?

Ver resultados

Cargando ... Cargando ...

Triángulo de Amor Bizarro: «Nunca nos interesó la música que le gusta un poco a mucha gente«

6

Este viernes, 20 de marzo, Triángulo de Amor Bizarro publican su quinto álbum de estudio, homónimo (aunque del revés y todo junto: ‘oɹɹɐzıqɹoɯɐǝpolnƃuɐıɹʇ’). Un disco con el que pretenden dar un giro a su carrera tras más de diez años, cuatro discos, varios EPs y discos de rarezas, que les han encumbrado como el grupo crucial en el rock nacional de este siglo XXI. Punto. No es ninguna sorpresa, por tanto, que estemos ante otro discazo más, un álbum muy diverso en el que han cambiado sus hábitos de trabajo para insuflar nuevos bríos a su música, pero manteniéndose tan reconocibles como siempre.

Sobre todo eso hablábamos vía telefónica con Rodrigo Caamaño (voz y guitarra) y Rafa Mallo (batería), justo cuando la actual crisis sanitaria (también económica y social) provocada por el COVID-19 estaba a punto de estallar, a pocas horas de que comenzaran a decretarse cierres de escuelas y se sugiriera el teletrabajo en algunas comunidades. Quizá por eso nos permitíamos, aunque tímidamente, bromear sobre un asunto que parece que ya ha cambiado el mundo para siempre. También el de la cultura: tras el torrente de cancelaciones de festivales y cierre de salas, la única fecha de presentación de este disco que parece garantizada ahora mismo es la que ofrecerán en Ochoymedio Club de Madrid, el día 2 de octubre.

Pese a la distancia que da un manos libres, percibía claramente la excitación en las voces de Rodrigo –que capitaliza la conversación y quiere explicar tantas cosas que a veces es incontenible– y Rafa –más discreto, cediendo a su colega los mandos de la conversación en casi todo momento–. Se nota que este es un disco muy importante para ellos (como pronto lo será para todos) y se les percibe encantados de discutir sobre el origen y el concepto del álbum. La charla es tan extensa, de hecho, que hemos decidido dividirla en dos: una primera, que publicamos hoy, centrada en la parte más conceptual y sonora del disco; y una segunda, que presentaremos en las próximas horas, donde hablamos más a fondo sobre las canciones del disco y su traslación al directo.

Además de escuchar atentamente el disco, justo acabo de leer su nota de prensa y me ha llamado la atención una frase: «Este disco representa la causa y el por qué de nuestra dedicación a esto». ¿Qué quiere decir eso exactamente?
Rodrigo: (Silencio) «Bueno, ya sabes que a veces las notas de prensa…» (Risas)

Las carga el diablo…
Rodrigo: «Exactamente. A veces no tenemos ni idea de lo que van a decir. Pero bueno, ya cuando terminamos ‘El gatopardo’ y pensamos qué hacer (después), quisimos hacer algo diferente. Entendíamos que los cuatro primeros discos tienen una unidad, y de hecho publicamos ‘El gatopardo’ como para separar. Para olvidarnos de todo y volver a empezar, como volver a aprender a hacer música (partiendo) de cero. Y empezaron a salir canciones más personales, ¿no?»
Rafa: «Como más puras, o más concretas…»
Rodrigo: «Entonces el planteamiento fue «vamos a hacer un disco que no hicimos nunca: contemporáneo, de nuestra época». Antes nosotros siempre planteábamos la música sin una perspectiva temporal, siempre quitamos la temporalidad a la música. Así que, si ‘Salve Discordia’ fue planteado como un disco de rock ‘n roll clásico, compuesto tocando todos juntos, quisimos que este fuera un disco de pop. Un disco de pop contemporáneo en el que habláramos de cosas más puras, profundizando en, por ejemplo, una canción romántica sin control. Y dijimos «¿qué es lo que menos nos gusta del mundo?» El centrismo. Todo lo que representa el centro, el común denominador, el indie, el pop rock… Nunca nos interesó la música que le gusta un poco a mucha gente«.

«Nunca nos interesó la música que le gusta un poco a mucha gente»

Rodrigo: «Así que la idea fue apartarnos del todo de lo que no queremos ser, ese rollo centrista que tanto se llevó también política y que es la nada, el conjunto vacío. De ahí el agujero negro que simboliza la portada. Y dijimos «ahora vamos a coger las canciones y alejarlas de ese centro lo máximo posible», convertirlas en algo que no gusta nada pero que a nosotros nos encanta, que es el extremismo. Una palabra que ahora está prohibida en el lenguaje político y en los medios, pero que es lo que musicalmente fuimos toda la puta vida. Eso significa que cada canción está muy alejada de las otras. Si es una canción violenta, vamos a hacerla lo más violenta que podamos; si es una canción sobre la soledad, vamos a intentar que describa la soledad más pura y fría, quitarle el cinismo… Como si compartimentáramos sentimientos o emociones. Ese fue el punto de partida del disco muy desde el principio: huir del centrismo, de las guitarras un poquito distorsionadas. Si una guitarra está distorsionada, que esté muy distorsionada; o lo contrario: nada distorsionada».

Mencionabas la portada, y llama la atención porque es la más austera que tenéis, es casi una mancha. Da la impresión de que representa una de esas fundas de papel que puedes encontrar en un viejo vinilo. Quizá no es representativa de esa diversidad que hay en el disco.
Rodrigo: «Tiene que ver también con lo que estábamos comentando. En general el planteamiento del disco era el minimalismo, en contraposición al barroco que veníamos usando antes. Que, en realidad, encajaba con el rock, que en sí es también barroco, con millones de frecuencias a la vez. Pero también con la portada quisimos hacer algo que no habíamos hecho antes. Así que hablamos con Javi, que lleva la dirección de arte de Mushroom Pillow, y le transmitimos nuestras ideas. Cuando lo vimos y se lo empezamos a enseñar a gente, nos dijeron lo mismo que tú.»
Rafa: «Y nos pareció que el concepto encajaba mucho».
Rodrigo: «Enseguida conectó con la idea del disco. Probamos a incluir texto en la imagen, pero nos pareció que tenía que ser completamente desnudo».
Rafa: «Es como muy concreto».

«La idea fue apartarnos del todo de lo que no queremos ser, ese rollo centrista que tanto se llevó también política y que es la nada, el conjunto vacío»

Antes habéis dicho que habíais intentado hacer un disco contemporáneo, pero no sé si he entendido qué queréis decir: ¿hablamos de sonidos o de filosofía?
Rodrigo: «Un poco de todo. Empezando por las letras, que son emociones nuestras, pero rebotadas del ambiente (actual). Pero sobre todo por el planteamiento del disco. Coincidió que habíamos actualizado algunos equipos de nuestro estudio doméstico y pensamos en aprovechar las herramientas digitales que teníamos, que nunca lo habíamos hecho. Empezamos a juguetear con cajas de ritmo, de estas apps de móvil. Que son como un juego, pero Rafa, que toca la batería que flipas, se ponía a enredar con ellas y hacía unas cosas supercomplejas, polirrítmicas, y fue lo que usamos como semilla. Fue una manera de alejarnos de componer la base con guitarra y voz, aunque sí hay alguna canción que está escrita así, pero hemos tratado de partir de otras herramientas. O incluso ninguna herramienta: a veces ha consistido más en hablar sobre la idea de la canción, escuchando canciones de otros o partiendo de melodías que teníamos grabadas en el móvil… antes que coger ningún instrumento».
Rafa: «Así hemos evitado estar condicionados».
Rodrigo: «No sé si me explico, pero tratábamos de tener la canción formada mentalmente y, cuando estaba madura, cuando empieza a asomar lo que quiere ser, ya cogíamos la guitarra, el bajo o un teclado para hacer una armadura de acordes. Es un proceso más abstracto».
Rafa: «Básicamente era usar puntos de partida diferentes, usar el estudio no grabando maquetas, sino con cosas que ya serían definitivas».
Rodrigo: «Eso es. En otros discos me daba rabia la dinámica de grabar demos de canciones en el local de ensayo y luego ir al estudio y… se pierde algo. Vas al estudio a hacer el trabajo dos veces, solo que con mayor calidad de sonido. Eso a veces no es un proceso creativo. En otros tiempos las compañías mandaban al grupo seis meses a un estudio y claro, las primeras tomas ya eran las buenas. Lo hemos enfocado así, porque las primeras sesiones las grabamos en ProTools (Nde: un software de grabación muy común) y hay teclados que se han usado tal cual. Hemos grabado en estudio las baterías, instrumentos que dan un salto de calidad técnica».

«Tratábamos de tener la canción formada mentalmente y, cuando estaba madura, cuando empieza a asomar lo que quiere ser, ya cogíamos la guitarra, el bajo o un teclado para hacer una armadura de acordes»

Creo que ya entiendo, es contemporáneo en cuanto que es un proceso similar al que imaginamos de un disco de Kanye West, por ejemplo.
Rodrigo: «Es que eso es un lujo, y con los medios tecnológicos que tenemos ahora te puedes acercar a eso, a lo que hacían los grandes grupos de pop y de rock de los 60 y los 70. Evitar grabar una canción otra vez cuando a lo mejor la toma buena era la de la demo, se pierde su urgencia. Pero crear algo y grabarlo al instante, es la hostia».
Rafa: «Es la hostia».
Rodrigo: «Fue aprovechar mejor las tecnologías contemporáneas. Y sí, es como se hacen los discos de hip hop, pero nosotros somos una banda… en tiempo real». (Risas)

El reto ahora es llevar eso al directo, ¿no?
Rodrigo: «Sí, es un reto, pero estamos adaptándolo bien. Queremos seguir metiendo el rollo de una banda».
Rafa: «Estamos adaptándolo a nuestras capacidades, que es tocar».
Rodrigo: «Claro, no porque hagamos una música un poco diferente, de repente dejaremos de ser nosotros. Una base pregrabada y nosotros tocando por encima… según como lo uses puede estar muy bien, pero nunca fue nuestro rollo. Lo nuestro es más orgánico, más de tirones, y eso no vamos a perderlo, esa espontaneidad. Además, a mí tocar sobre una claqueta siempre me pareció un puto rollo». (Risas)
Rafa: «Eso no te deja salirte un poco, que si un día quieres ir más fuerte, puedes. Eso es lo que nos da la vida en los conciertos».

Ya os había leído que no os planteáis llevar pregrabados. Pero ¿tampoco necesitareis ampliar un poco la instrumentación, sintetizadores o guitarras acústicas, que suenan en varias canciones?
Rodrigo: «Claro, claro… En ‘Vigilantes del espejo’. La estamos adaptando a la manera clásica, con una eléctrica limpia, porque nosotros guitarras acústicas en directo las tenemos prohibidas porque se acoplan sin control. (Risas) A mí me encantan ese tipo de sonoridades, pero siempre las tenemos prohibidísimas porque son un infierno, así que es mejor ir con la eléctrica a una sonoridad más ecualizada. Después sí estamos ampliando el set, tendremos que llevar más sintetizadores, estamos usando el sampler… Pero no como se usa ahora, sino como en los 80 o 90, en la época de las raves post-acid house, empleándolo como un teclado. Creo que es una tecnología que se perdió un poco con el rollo del ordenador y era un instrumento loquísimo, tal como lo usaban los Pet Shop Boys o se hizo en ‘Screamadelica’. En este disco lo hemos usado mucho en el estudio, sampleándonos a nosotros mismos, nuestras propias guitarras y convertirlas en sonidos de teclado. Justo en estas semanas estamos trabajando en eso, va a quedar bien».
Rafa: Para nosotros es muy fresco usar el sampler así, te abre otras miles de posibilidades.

«Estamos usando el sampler… Pero no como se usa ahora, sino como en los 80 o 90, en la época de las raves post-acid house»

Le dirijo esta pregunta a Rafa, que no le dejas meter baza, Rodrigo…
(Risas)
Rodrigo: «Es que empiezo a hablar…»
Rafa: «Y yo que soy callado…»

Antes comentabais que habéis empezado a experimentar con cajas de ritmo. ¿Qué supone para un batería como tú, que eres un batería de estos contundente, de pegada? ¿Qué incidencia puede tener en tu forma de tocar?
Rafa: «Pues como estamos diciendo, es una manera de renovar cosas. Hay cosas que yo no sería capaz de fijar y con una máquina podía tocar muy rápido, hacer arreglos muy locos… Te sirve como punto de partida. Pero era como jugar, era como un juguete, aprovechando en mis viajes de bus o de tren para jugar con los sonidos, probar delays, usar 26 sonidos de batería diferentes… cosas que no puedes hacer en una batería real. Y pequeñas partes de esos ritmos podían servir como inicios de algo, pequeñas partes de esos ritmos que servían como inicio de algo, y después yo mismo los toco».

Comentabais que en ‘Ruptura‘ sucedió un poco así, ¿no?
Rafa: «Sí, exacto. Y como en este disco hemos hablado mucho sobre las canciones partiendo de la idea, el ritmo tenía mucho que aportar a eso. La caja de ritmos fue como un refresco para la cabeza, amplias posibilidades, aunque al final soy yo el que lo toque. Lo que sí aportamos son sonidos diferentes que sí vamos a acoplar al directo».
Rodrigo: «Fuimos trabajando más en paralelo, en lugar de estar anclados al local de ensayos, los cuatro tocando juntos… Quedábamos y dábamos unas premisas, y quince días o un mes después, enseñábamos lo que teníamos e íbamos juntando. Cuando no tienes una base sonora para escuchar, tienes que comunicarte así».
Rafa: «Que también es bueno, porque no te condiciona. A veces cuando escuchas una rueda de acordes, te lleva a algo… Y aquí partías de la idea nada más. Era pensarlo de otra manera, y refresca la manera de tocar. Por ejemplo, en ‘ASMR para ti’, toqué como nunca toqué en mi vida, en plan relajando muchísimo, tocando «muy débil»».
Rodrigo: «Costó mucho cogerle el rollo de la tensión y la energía… Tocar fuerte siempre fue nuestra movida, en otros discos es más constante. Pero en este disco quisimos distribuir más esa energía, fue igual lo más… (Duda) Fue lo que llevó un ejercicio de búsqueda e investigación que más costó».
Rafa: «Igual es una manera más clásica de tocar para otra gente, pero para nosotros fue anti-intuitivo».
Rodrigo: «Con «ASMR» pasó un poco eso: tocabas un poquito más suave y quedaba blanda, le dabas un poquito más de caña, e iba a otro mundo ese pop rock».
Rafa: «Eso fue muy difícil de medir, pero se notaba».

Bunbury pospone ‘Posible’ sine die, pero estrena ‘Cualquiera en su sano juicio (se habría vuelto loco por ti)’

6

Bunbury es otro de los primeros artistas que han decidido posponer el lanzamiento de su disco, ante la incertidumbre de cuándo van a abrir las tiendas o cuándo se podrá viajar para la promoción del mismo. El artista ha sido número 1 en España con discos como ‘Gran Rex’, ‘Helville de luxe’, ‘Las consecuencias’ y ‘Expectativas’, por lo que este era uno de los lanzamientos más importantes de la temporada.

El disco ‘Posible’ iba a salir a la venta el 17 de abril y de hecho ya conocemos dos sencillos del mismo, ‘Hombre de acción’ y ‘Deseos de usar y tirar’, y hoy mismo ya ha dado a conocer otro. Sin embargo, se ha decidido posponer el lanzamiento del largo sine die. Insistimos: aunque por ejemplo en iTunes figure que la nueva fecha de lanzamiento es el 5 de junio, esa NO es la fecha de edición real, como se explica en un comunicado:

«Dadas las circunstancias actuales de la pandemia global del coronavirus, desde Warner Music nos vemos obligados a aplazar el lanzamiento del nuevo álbum “Posible” de Enrique Bunbury, previsto para el día 17 de abril, a una nueva fecha aún por concretar. Seguirá disponible la preventa del álbum en las plataformas habituales de venta. Dichas plataformas están indicando una fecha orientativa de salida por política de empresa, al margen de nuestro calendario, y en ningún caso es la definitiva. La fecha oficial de lanzamiento os la comunicaremos por los canales oficiales tanto el artista como de la compañía, lo antes posible».

El artista mantiene el lanzamiento de su nuevo single, ‘Cualquiera en su sano juicio (se habría vuelto loco por ti)’.

Purity Ring, fieles a sí mismos en sus dos temas nuevos

5

Purity Ring avanzaban hace unas semanas ‘stardew‘, el primer single del disco que están a punto de publicar el próximo 3 de abril, y hoy el dúo formado por Megan James y Corin Roddick presenta un par de pistas más fieles a su sonido. De este estreno deducimos que la banda autora de los notables ‘Shrines‘ y ‘another eternity‘ continúa con sus planes de lanzar ‘Womb’ pese a la crisis del coronavirus. Foto por: Carson Davis Brown.

Las nuevas pistas son un medio tiempo inquietante llamado ‘peacefall’, con un lyric video en el que Megan borda letras a fuego, y ‘pink lightning’, reminiscente de la era witch-house en su arranque y con otro lyric video, este inspirado en el mundo de los videojuegos. Su sello en España recalca que las diez canciones que nos esperan «han sido totalmente compuestas, grabadas, producidas y mezcladas por el dúo», apuntando que «el álbum es la crónica de una búsqueda de la comodidad y la paz en un mundo que escapa de nuestro control».

Además de las ediciones tradicionales en digital, en CD y en vinilo negro estándar, habrá otras limitadas de vinilo de color que estarán disponibles en la preventa de la tienda de Purity Ring y de 4AD (en violeta), Vinyl Me Please (gris & blanco marfil), y tiendas independientes (rojo opaco).

Eurovisión, cancelado por primera vez en 64 años de historia

12

Eurovisión ha anunciado la cancelación de su edición de 2020 debido a la emergencia sanitaria actual provocada por la expansión del COVID-19 en todo el mundo, y que afecta especialmente a Europa, ya el mayor foco de la pandemia. La noticia llega tras días de especulaciones y preocupación ante la puesta de largo de un evento realmente colosal cuya celebración ya estaba en entredicho. El festival informa que está en contacto con el Ayuntamiento de Rotterdam para mantener la sede en la edición de 2021.

Esta es la primera vez en sus 64 años de historia que Eurovisión cancela una de sus ediciones, pero ante la «incertidumbre generada por la expansión del virus y las restricciones sanitarias implementadas por los gobiernos de todo el mundo», así como «por las autoridades neerlandesas», el festival ha decidido no llevar a cabo su edición de este año, que iba a tener lugar a mediados de mayo en Rotterdam. Como informa Wiwibloggs, Eurovisión ha explorado opciones alternativas a la celebración habitual del festival, como posponerlo o hacerlo sin público, pero ninguna ha sido viable.

El festival pide paciencia a sus seguidores mientras «trabaja en las ramificaciones de esta decisión sin precedentes» en el comunicado que adjuntamos bajo estas líneas. Blas Cantó iba a representar a España este año en Eurovisión con la canción ‘Universo’ e intentará hacerlo en la siguiente tras haber aceptado la invitación de TVE. Ha declarado: «Existe el compromiso por mi parte para seguir trabajando en nuestra candidatura en 2021 y estoy muy contento por tener la oportunidad por hacerlo el año que viene. Hay muchas cosas por hacer. Vamos a llevar Eurovisión por todo lo alto, va a ser mi bandera, y tenemos tiempo de que lo sea y de hacer una buena interpretación en 2021″. No obstante, aún está por decidir que los representantes de este año puedan participar en el certamen siguiente y, en caso de que lo hicieran, si lo harían con las mismas canciones o con canciones nuevas. Cantó también ha mostrado su preocupación por la crisis sanitaria: “Lo único que quiero es que la gente esté unida y que se queden en casa para que esto se pare lo más pronto posible. La salud es lo primero».

Cancelado Glastonbury 2020 debido a la pandemia del COVID-19

11

Glastonbury ha anunciado la cancelación de su edición de 2020 -la de su 50 aniversario- debido a la pandemia del COVID-19. La cancelación llega solo cinco días después de que el festival británico desvelara su cartel de este año, entonces indicando que ante la incertidumbre por la expansión del virus, aún no podía garantizar al 100% que el festival fuese a tener lugar.

El festival británico iba a celebrarse a finales del mes de junio como siempre en el Worthy Farm, una granja situada en el condado de Somerset, al suroeste de Inglaterra, y en su comunicado explica que, aunque espera que la situación de crisis global haya mejorado para finales de junio, ante la emergencia sanitaria que ha obligado a la población británica a asumir la responsabilidad del aislamiento social, el equipo de Glastonbury formado por decenas de miles de personas no va a poder reunirse para trabajar durante tres meses con el objetivo de construir toda la infraestructura necesaria para levantar el festival. Este indica también lo obvio, que las pérdidas económicas serán cuantiosas.

La cancelación de Glastonbury es un durísimo golpe para la industria musical británica, que este año no va a poder celebrar uno de sus festivales más multitudinarios y mediáticos. Los efectos en cadena de esta cancelación se prevén desastrosas a no muy largo plazo para la industria musical de cara a todos sus implicados. Como nos explicaba recientemente Luis de Sonido Muchacho en cuanto a la crisis de la pandemia en España, esta promete cebarse de arriba a abajo con la industria musical: “Yo creo que los afectados vamos a ser todos los que trabajamos en industrias culturales. En realidad todos, sin atender a una industria en sí, porque esto afecta de una forma directa a los ingresos inmediatos: las cancelaciones de actuaciones van a influir en mantenimiento de oficinas, en inversiones, en gastos de marketing, por lo que pasará a afectar a medios, etc. Es como una cadena de repercusiones pero en un tiempo muy corto, cuestión de horas, lo que no deja margen de maniobra ni tiempo a planificarse. Y no creo que esto vaya a pasar en dos meses: aunque solo haya dos semanas de virus, esto va a afectar a otros países, a giras que se cancelen, al miedo a comprar entradas, y a seguros que no asuman fuerza mayor».

Algunos de los artistas confirmados en Glastonbury 2020 eran Paul McCartney, Taylor Swift, Kendrick Lamar, Lana Del Rey, Dua Lipa, Diana Ross, Sinead O’Connor, Pet Shop Boys, Angel Olsen, Robyn o Camila Cabello, entre muchísimos otros.

Vega Almohalla, la artista más buscada del momento gracias a ‘Élite’ y la fantástica ‘En el aire’

3

El sello independiente español Mushroom Pillow (Triángulo de Amor Bizarro, Najwa, Los Punsetes) se hace eco de que uno de sus más recientes fichajes es actualmente la artista más buscada en España a través de la app Shazam y, ojo, la número 31 a nivel mundial. Hablamos de la joven Vega Almohalla, y la canción en cuestión es ‘En el aire’, su single debut en solitario, aunque lleva un par de años de bagaje. La clave está en que este tema en cuestión suena en el capítulo 2 de la tercera temporada del sexy-thriller adolescente español de Netflix, ‘Élite‘, lo cual contribuye obviamente a su difusión. Pero lo importante es que el magnestismo de la canción en sí es incuestionable.

Esta co-producción de la propia Almohalla –dice su bio que su apellido en árabe significa “campamento de guerra” o “gente de guerra”– con el artistas peruano afincado en Madrid Dustin Calderón quizá no pueda presumir de ser especialmente original en lo musical, abundando en un neo-trip hop bailable (su ritmo se asemeja bastante al de un reggaeton) que se ha hecho recurrente en los últimos años. Pero sí está dotada de una llamativa sutileza tanto en la instrumentación orgánica como en la electrónica, destacando un estupendo trabajo de arreglos corales que marcan diferencias y dan un interesante contrapunto de solemnidad. Y sobre todo ello, Vega despliega su personalidad como intérprete, en un estilo vocal marcado por su amor por el flamenco y su multiculturalidad. Su cuidado videoclip es prácticamente una traslación de lo antes descrito al plano visual, con coreográfias y simbolismo.

Aunque ‘En el aire’ sea el debut en solitario de esta madrileña de tan solo 20 años, lleva ya un par de años de bagaje aportando el contrapunto femenino a las canciones de Zazo & Gxurmet, dúo madrileño de neo-hip hop «á là Puchito». De hecho, Vega tenía un papel protagonista en sus primeros singles ‘Te miro‘ y ‘París‘, que les encumbraron por su aparición (de nuevo) en las primeras temporadas de ‘Élite’. Esas canciones, junto a otras seis, conformaron el miniálbum debut del dúo, ‘Amor‘, con la participación de Vega Almohalla en cada tema. Aunque la incluyamos en nuestra sección «Revelación o Timo», ‘En el aire’ evidencia que aquello fue solo un punto de partida y que ella en solitario puede ofrecernos cosas incluso más interesantes y poderosas.

Escucha los «Revelación o Timo»

Lo mejor del mes:

FIV y Gijón Sound cancelan sus ediciones de 2020 por la emergencia sanitaria; James Rhodes aplaza

0

Dos festivales más que iban a tener lugar esta primavera anuncian hoy su cancelación debido a la emergencia sanitaria global provocada por la pandemia del COVID-19. Por un lado, el asturiano Gijón Sound se celebraba los días 17, 18 y 19 de abril y contaba con artistas como Erlend Øye, Los Enemigos o Lorena Álvarez, pero comunica que se ve obligado a «recoger velas» ante la situación actual. Sin embargo, el festival ya sea plantea «nuevos hitos» para el futuro, entre ellos la puesta en marcha de su edición de 2021, en la qua ya se encuentra trabajando y de la que próximamente anunciará las fechas.

No obstante, Gijón Sound apunta que el concierto de James Rhodes también programado en su edición de este año en el Teatro de la Laboral de Gijón no se cancela sino que se aplaza. Pasa al 23 de octubre y las entradas originales siguen siendo válidas.

Por otro lado, el festival gallego FIV, que iba a tener lugar los días 24 y 25 de abril en la localidad lucense de Villalba con la participación de artistas como Xoel López, Zahara, Ortiga, Novedades Carminha, Magical Colors y Begun DJ Set, ya no va a tener lugar este año. Así lo explica en un comunicado: «Ante la situación de emergencia sanitaria provocada por la expansión del Covid-19, el Ayuntamiento de Vilalba lamenta comunicar la cancelación del festival por motivos de seguridad, fuerza mayor y salud pública». Ambos festivales garantizan al público la devolución del importe de las entradas.

BTS venden 5 millones de copias; Justin Bieber peleará por llegar a 2

37
Hits


Hay que frotarse los ojos para creerse esto pero es verdad: los surcoreanos BTS han logrado vender 5 millones de copias reales a nivel mundial en un plazo de 3 semanas, según las estimaciones de Mediatraffic. Lo han logrado con su nuevo disco ‘Map of the Soul: 7’, que ha conseguido ser número 1 en Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Japón, Canadá, Australia, España… Su éxito a nivel mundial no alberga duda, y solo en Estados Unidos se movían 400.000 copias durante los primeros días, pero hay que recalcar que el grueso de su público vuelve a ser Corea del Sur, donde son un fenómeno sin precedentes.

‘Map of the Soul: 7’ puede contar con las colaboraciones de artistas como Sia o Halsey, pero su gran bastión es ser ya el disco más vendido de la historia en Corea del Sur. Se hablaba de 4 millones de pre-pedidos para el álbum y se ofrece precisamente esa cifra como lo vendido en los 9 primeros días de vida del largo en dicho país (si bien parece que algunas de esas copias se han exportado, principalmente a China).

Así lo reconoce el libro Guinness de los Records, certificando exactamente 4,1 millones de ventas durante el citado período, ligeramente superior a una semana. Se doblan así los datos del álbum anterior, en parte a gracias a las 4 ediciones diferentes y coleccionables, ofreciendo diferentes items en el interior. Con uno de sus «unboxings» os dejamos.

Flops


Justin Bieber también ha asaltado las listas de medio mundo, pero con cifras mucho más modestas. A uno le tiembla la mano para afirmar que un disco que lleva 650.000 copias vendidas a nivel mundial en tan sólo 4 semanas pueda ser un fracaso total en 2020, pues seguro que terminará en las listas de lo más vendido y escuchado del año, pero la decepción huele a la legua.

Bieber viene de vender en torno a los 6 millones de copias de ‘Purpose‘ y de batir récords de streamings, y a menos que pase algo gordo con alguna de las canciones que ya conocemos o haya reedición con un hit venidero, ‘Changes‘ pelea por llegar a los 2 millones de unidades vendidas -o más bien su equivalente por streaming- a final de año. El artista ha salvado los muebles con ‘Yummy’ y también con ‘Intentions’, que permanece nada menos que como la 5ª canción más escuchada en todo el mundo a día hoy en Spotify, pero eso no está impidiendo que el disco haya caído en las listas internacionales. Quizá porque Spotify precisamente pueda estar jugando un papel desmesurado en su apoyo: las visualizaciones de ‘Intentions’ en Youtube son muchísimo más bajas.

En España ‘Changes’ pasa su 4ª semana en un modesto puesto 37, en Francia en el puesto 46, en Alemania en el 49… y pese a que en los mercados anglosajones el disco resiste mucho mejor, está por venir la crisis del coronavirus. Con las tiendas cerradas el álbum podría remontar algo en puestos -no en cifras totales- gracias al streaming, pero ya puede ser bueno el vídeo que prepare junto a Post Malone -uno de verdad- para que Bieber termine moviendo la mitad que con ‘Purpose’.

Andrew Watt, productor de ‘Señorita’, explica su experiencia tras contraer el COVID-19

3

Andrew Watt es una de tantas personas en el mundo que han contraído el COVID-19. Puede que su nombre no resulte familiar de primeras, pero el joven compositor y productor estadounidense ha participado en dos de los mayores éxitos pop de los últimos tiempos, ‘Havana’ de Camila Cabello ft. Young Thug (la canción más exitosa de 2017) y ‘Señorita’ de Camila Cabello y Shawn Mendes (tercera canción más exitosa de 2019). El nombre de Watt aparece también en hits como ‘Anywhere’ de Rita Ora, ‘Let Me Love You’ de Justin Bieber y DJ Snake, ‘It Ain’t Me’ de Selena Gomez y Kygo o ‘Youngblood’ de 5 Seconds of Summer y en otros temas de Cardi B, Post Malone, The Chainsmokers o Lana Del Rey. Es una persona reconocida en la industria y ha querido compartir su experiencia con el coronavirus en sus redes para subrayar que las personas jóvenes no son inmunes a la enfermedad.

En un post publicado en Instagram y que ha sido difundido por colegas de profesión como Katy Perry, Watt explica que ahora se encuentra mejor, pero que hace 10 días, y sin haber salido en ningún momento de Estados Unidos, empezó a sentirse como si le hubiera «arrollado un autobús» y que a esta sensación le siguió una fiebre que le fue diagnosticada dentro de los síntomas de una fiebre normal. El músico cuenta que por eso recibió medicación para esta fiebre, pero al ver que empeoraba dando lugar incluso a alucinaciones y a ataques de tos seca, pidió someterse a otra prueba, la cual resultó en un diagnóstico de neumonía. Finalmente, Watt consiguió hacerse la prueba del COVID-19 gracias a un médico privado y esta dio positiva.

El artista añade que el motivo por el que ha compartido su diagnóstico es visibilizar la importancia de que la población joven respete las recomendaciones sanitarias durante esta crisis, que ya ha superado la cifra de 100 víctimas mortales: «Tengo 29 años, soy un chaval sano y voy a salir de esto, pero hay mucha gente en mi vida y en todo el mundo que podrían no hacerlo debido a su débil sistema inmunológico. Por eso estoy escribiendo esto: esto no es una broma. Quedaos en vuestras casas, mantened la higiene. Parad todo y cuidaos de vosotros mismos y de la gente a la que queréis hasta que todo esto haya acabado».

Porches / Ricky Music

0

Porches, el proyecto de Aaron Maine, dio un pequeño salto cuando en su segundo disco, ‘Pool’ (2016), abrazó el pop sintético de los 80, entregando canciones que llamaron la atención del mundo underground, como ‘Underwater’ y ‘Mood’. A partir de ahí, podía haber buscado la popularidad de Chvrches con temas cada vez más expansivos, o como mínimo Chromatics, con canciones en general fieles a un estilo -como el italo más refinado- que le caracterizara e identificara. Pero no.

Lo de Aaron Maine ha terminado por resultar totalmente sui generis, con una visión del mundo que le acerca más a la extravagancia de un Ariel Pink, un Mac DeMarco o un Sean Nicholas Savage. Su nueva entrega tras ‘The House‘ es un disco que ha grabado principalmente en su apartamento de Nueva York -también en Chicago, L.A. y alguna ciudad de Europa durante una gira-; en un momento en el que estaba «tan perdido como locamente enamorado»; a veces desesperado y a veces con la necesidad de «reírse de sí mismo».

‘Ricky Music’ es uno de esos discos en los que, para adentrarte en él, tienes que comprender al artista. Y con él viene su peculiar humor. La sobredosis de Autotune, como ya se veía en el trabajo anterior, no es apta para todos; y entre un océano de canciones de amor que incluye la repetición de letras como «estoy tan contento que podría morir», emerge una fijación por la cotidianidad que resulta cómica adrede. La muy ‘Twin Peaks‘ ‘Lipstick Song’ es una composición literalmente sobre un pintalabios que incluye la frase «cuando llegaste, te di un pequeño regalo / espero que te guste cómo te queda en los labios», y esa es la complejidad lírica de todo el álbum: ‘Hair’ habla de un pelo hallado en un cepillo.

Es la manera de Porches de afrontar el desamor en un disco de 25 minutos en el que la brevedad de cosas como ‘PFB’ -o sea ‘Pretty Fucking Bad’- emparenta con los «quickies» que antes de su álbum de este año ya nos han dado en el pasado Magnetic Fields. Solo que aquí las canciones apuntan más deliberadamente a la intrascendencia que a un ’69 Love Songs’. Con algunas excepciones.

‘I Wanna Ride’ une con acierto un punteo de guitarra y un arpegio de teclado en busca de un estribillo explosivo que en este caso sí sabe llegar; ‘Hair’ en realidad es una bonita balada en la que emerge un saxo y ‘Madonna’, que quizá debería llamarse ‘Kylie’ por su beat a lo ‘Fever’, se sitúa en los terrenos bailables deliciosamente lo-fi de Le Sport o Lo-fi-fnk. Tras una segunda mitad en la que sorprende la aparición de arreglos como el mencionado saxo o el clarinete de ‘Fuck_3’ (co-produce Jacob Portrait de Unknown Mortal Orchestra); se ha tenido el detalle de incluir como bonus track esa maravilla llamada ‘rangerover’ en la que aparece Devonté Hynes y que se editaba el año pasado. Da un poco de mala espina que la mejor canción sea un «extra», pero en este caso su presencia suma sin desentonar demasiado.

Calificación: 7/10
Lo mejor: ‘rangerover’, ‘Madonna’, ‘Do U Wanna’, ‘Hair’
Te gustará si te gustan: Future Bible Heroes, Casiotone for the Painfully Alone, Mac DeMarco
Escúchalo: ragerover, aunque sea un «bonus track», en Youtube.

Cardi B donará los beneficios del «coronavirus remix», el éxito absurdo de la cuarentena

3

La cuarentena va a provocar que muchos artistas creen música desde sus casas. De hecho, ya está ocurriendo: Bono de U2 ha compartido una canción nueva desde Instagram supuestamente llamada ‘Let Your Love Be Known’ dedicada a la sanidad italiana y también a la población confinada en sus casas, Zahara ha iniciado su proyecto de «canciones confinadas» con una versión casera de ‘Echo de menos’ de Kiko Veneno, y L-Kan han adaptado uno de sus grandes himnos a los tiempos que corren.

Y luego están las canciones literalmente dedicadas al COVID-19 que están obteniendo un éxito quizá no tan inesperado en estos días de aislamiento e incertidumbre social. ‘La cumbia del coronavirus’ de Mister Cumbia, canción de la que ya os hablamos hace unos días (aunque parecen meses) es nada menos que top 3 en el chart, ejem, viral de Spotify, y luego está lo que está ocurriendo con ‘Coronavirus’ de iMarkkeyz. Esta boba producción que samplea un vídeo de Cardi B gritando «¡coronavirus!, ¡coronavirus!» como una descosida, después de criticar la respuesta de la administración de Donald Trump ante la crisis, ha obtenido el respaldo de la propia rapera, ha inspirado otro remix por nada menos que DJ Snake que este ya está tardando en publicar oficialmente e incluso ha sido pinchada en una discoteca brasileña… lo cual es lo más irónico de todo.

El «éxito» de ‘Coronavirus’, disponible en Spotify, Youtube y en el ya irrelevante iTunes, donde ha entrado en multitud de charts globales, entre ellos el de Estados Unidos, donde es top 8 por delante de ‘Adore You’ de Harry Styles (además es número 1 en Brasil, Egipto y Bulgaria), ha inspirado un artículo de The New York Times que recoge los próximos planes de iMarkkeyz y Cardi B con la canción: donar los beneficios obtenidos por ella a la población afectada por la enfermedad. Se desconoce qué vía usarán los artistas para recaudar estas donaciones, pero ya tendrán tiempo para pensarlo mientras observan lo lejos que ha llegado la tontería…


Yo ya no… digo «esto es una gripe»: L Kan reinventan uno de sus grandes himnos

5

‘Discazo’ (2004) representó un salto para L Kan tras haber llamado la atención con temas como ‘Gayhetera’ o ‘La más fané’. Allí estaban incluidas canciones como ‘Aburrida de estar salida’, el single ‘Todo por placer’ y también la favorita de sus fans ‘La mancha de mora’. Pero a ninguno de sus seguidores le pasó inadvertida la canción que cerraba aquel álbum: ‘Yo ya no’ se transformaría en uno de los momentos más delirantes de sus directos, pues consistía en una enumeración de cosas que antes hacías pero «ya no», como consecuencia de los dictados de la sociedad moderna. «¡Hay que ser chaquetera!», exclamaba la canción entre citas a Heráclito.

En plena crisis del coronavirus, L Kan han decidido reciclar la composición y adaptarla a los tiempos tumultuosos que vivimos. «Yo ya no… digo «esto es una gripe»» es una de sus primeras proclamas pero no la más divertida. El Ibuprofeno, las orgías y la expresión «te como la cara» forman parte de nuestro pasado, a diferencia del papel higiénico, en esta adaptación que se ha grabado como no podía ser de otra manera a distancia.

Así ha presentado la banda ‘Yo ya no ESPECIAL CORONAVIRUS’: «Cada uno desde su confinamiento y grabando por partes (Olav desde su teléfono), hemos hecho una revisión de YO YA NO, nuestro himno a la flexibilidad y al chaqueterismo. Ya sabéis que la adaptamos siempre a la actualidad en cada concierto. En esta situación no podíamos quedarnos de brazos cruzados, así que aquí tenéis nuestro YO YA NO ESPECIAL CORONAVIRUS. Esperamos que la disfrutéis desde vuestros dulces hogares o camino del trabajo los que estáis trabajando fuera de casa. Ánimo, salud, y mucho papel higiénico».