Inicio Blog Página 559

5 cosas que echar de menos de Daft Punk y 1 que no

20

Nadie sabe muy bien por qué se han separado Daft Punk. Pero también cabe preguntarse qué les unía 8 años después de ‘Random Access Memories’, un disco que no tuvo gira de presentación, por lo que realmente hace más de una década, desde 2007, que no tienen por qué reunirse habitualmente para ensayar, ni para compartir autobuses de gira, ni jets privados, ni planta de hotel. Y mucho puede separar un tour lleno de excesos, ¿pero no unirá un poquito también en lo bueno y en lo malo?

Hace unos años que el dúo dividía su tiempo entre Francia y California. Thomas Bangalter, que además sufre tinnitus desde 2002, se casó con la actriz Élodie Bouchez, conocida por sus papeles en cintas como la preciosa ‘Los juncos salvajes’ o más recientemente la comedia ‘Guy’, y en 2004 se mudaron a Beverly Hills para intentar potenciar la carrera de ella en Hollywood. En 2013 se informaba de que habían vuelto a vivir en París, pero puntualizando que las oficinas de Daft Punk continuaban en Los Ángeles. ¿Cada cuánto se veían estas dos personas exactamente? ¿Y cómo te llevas con ese amigo que conociste cuando tenías 12 y 13 años, como fue su caso? ¿Sigues siendo la misma persona?

Por mucho que la separación del dúo sorprenda poco, y se hayan prodigado menos todavía, lo cierto es que han dejado su huella en la cultura popular de varias formas. En este artículo repasamos 5 hitos y 1 cuenta pendiente.

Su amor por las grabaciones de estudio

Hace tan sólo unos días cambiamos el equipo de música principal de casa. Tras invertir un pastizal en un par de altavoces, la pregunta del millón era qué disco poner para apreciar diferencia alguna respecto al equipo anterior. Alguna grabación prodigiosa de los 80 de Roxy Music y Prefab Sprout está siempre entre las primeras opciones que vienen a la cabeza, y ‘Random Access Memories’, uno de los ‘200 discos clave del siglo XXI‘, es una de las pocas grabaciones contemporáneas que se han molestado en ofrecer algo espectacular desde el punto de vista técnico. Hablamos con Giorgio Moroder, colaborador del álbum, sobre ello, y lo tuvo claro: «Daft Punk son grandes perfeccionistas… Estudian cada sonido durante horas, el que utilizan tiene que ser el mejor sonido, tienen que tener los mejores ingenieros, me acuerdo de Lagatta, uno de los ingenieros franceses que graban con ellos… son absolutamente profesionales, el modo en que usaron 3 micrófonos (para recrear el sonido de 3 décadas diferentes) fue increíble. Es probablemente una de las mejores mezclas de la historia. Se preocupan muchísimo de la calidad de sonido». ‘Giorgio by Moroder’ es un espectáculo de instrumentos de cuerda, guitarras eléctricas, scratches y otros efectos, en el que siento especial debilidad por el modo en que se hace sonar las baterías exactamente como si estuvieran tocadas en tu propia casa. Y lo mejor es que esta canción jamás fue interpretada en vivo. Toda la experiencia que puedas tener con ella es tuya y de tu equipo, tuya y de tus auriculares.

Existen algunos reportajes sobre la fascinante creación de un álbum tan complejo como ‘Random Access Memories’, y además de Lagatta aparecen mencionados en este amplio artículo de MusicTech nombres esenciales como Mick Guzauski, Daniel Lerner o Bob Ludwig, este último una leyenda con más de 3.000 créditos que incluye nombres como Led Zeppelin, Queen, Jimi Hendrix, Paul McCartney, Nirvana, Bruce Springsteen, Radiohead o Coldplay. En el referenciado reportaje es Peter Franco quien toma las riendas y sitúa ‘Touch’ como la canción más complicada de grabar de todo el álbum. «La canción tiene 3 sonidos diferentes muy distintivos, así que la mezclamos muy lentamente en fases. Había vibraciones muy diferentes en esa pista. Habría sido realmente difícil de mezclar en una sola pieza, así que la despedazamos y la aunamos al final del todo. La pista tiene una orquesta y un montón de percusión. Las voces de Paul y un montón de moduladores. Fue difícil terminarla bien», explica sin ni siquiera hacer referencia a sus escalofriantes coros: quizá ni se acuerde de todo lo que hay metido ahí. En un mundo en el que el 99% de los artistas se mueven con vistas al directo porque es donde está la pela, Daft Punk se arriesgaron a perder dinero apostando firmemente por invertir en la fórmula de los viejos grandes estudios de grabación. Por suerte, lo de ‘Get Lucky’ salió mejor que bien y les dio buen rédito desde el punto de vista editorial.

Sus directos, cuando los había

Que en esta última etapa Daft Punk no se prodigaran mucho en directo, no significa que, cuando hacían conciertos, no los mimaran. Espectacular fue su presentación de los Grammy 2014 pese a algún pequeño traspiés vocal de Stevie Wonder en ‘Get Lucky’, y todo el mundo recuerda ‘Alive 2007’ como un absoluto hito de los discos en directo. Mientras algunos retocan los mismos hasta la parodia, hasta que ahí no queda absolutamente nada de la sensación viva, tiene mérito que un grupo de electrónica tienda a figurar entre los mejores discos en directo de toda la historia con este lanzamiento. Aunque no tuvieras la suerte de contemplar su gigantesca pirámide en vivo, por ejemplo en aquel Summercase que reunía a las mismas bandas el mismo fin de semana en Madrid y Barcelona, escuchar ‘Alive 2007’ es una absoluta locura. Una sesión en la que cada riff o sample reconocible de sus hits es un absoluto subidón. La entrada del bajo de ‘Around the World’, la de la guitarra tratada en ‘Robot Rock / Oh Yeah’ o la de ‘Brainwasher’ en su correspondiente mash-up levanta a un muerto.

Sus videoclips

Todos los que crecimos en los años 90 embobados frente a la MTV tenemos un recuerdo nítido de lo que significaron los vídeos de Daft Punk, el divertido mundo de fantasía y paranoia al que te transportaban, a menudo dejando cierta sensación WTF. Hasta el punto de que cuando no tenían nada que decir, no había videoclip, como pasó con ‘Get Lucky’, su mayor hit, que simplemente usó unas imágenes promocionales de Pharrell y Nile Rodgers que en su canal se consideran un «official audio». Pero cuando se pusieron, trabajaron con nombres de primera línea. Los 90 son el perro caminante de ‘Da Funk’ bajo los mandos de Spike Jonze, el vídeo hipnotizante de la salsa roja que Roman Coppola hizo para ‘Revolution 909’ o por supuesto el icónico baile calavera que Michel Gondry realizó para ‘Around the World’. Vídeo este último coreografiado por la granadina Blanca Li que recientemente ha presentado un divertido espectáculo de realidad virtual en Madrid.

Después llamó la atención el trabajo anime con Kazuhisa Takenouchi (Daft Punk son -eran- muy fans de Leiji Matsumoto) para la era de ‘Discovery’, lo que incluía singles como ‘Harder, Better, Faster, Stronger’, ‘Digital Love’ y aquel ‘One More Time’ que bailabas hasta en la incómoda pausa que tenía la canción, por mucho que no supieras en ese momento qué hacer con manos y pies. Y en la última era destaca el trabajo con Warren Fu. El omnipresente director se encargó de ‘Derezzed’ y sobre todo de la derretida historia de amor de ‘Instant Crush’, que Julian Casablancas se ofreció a rodar, y ha terminado siendo su videoclip más visto en Youtube (quitando los temas con The Weeknd). 400 millones de visualizaciones.


Sus producciones para otros

Otra de las grandes tragedias de esta separación es que Daft Punk ni siquiera vayan a existir como dúo para producir a otras personas: ha sido casi su única labor durante los últimos años, y ha dado bastante juego. Sus colaboraciones son escasas pero certeras. Cambiaron por supuesto el rumbo de The Weeknd, produciendo tan sólo 2 temas de ‘Starboy’, pero los 2 mejores, el que abría el álbum y le daba nombre, y ‘I Feel It Coming’. No una sino las dos sonaron en la última Super Bowl, y no precisamente porque Abel Tesfaye no tuviera hits donde elegir, sino porque le han acercado a un sonido más pop, universal y ahora sabemos que atemporal en su aproximación ochentosa. Hay que reivindicar la colaboración de Daft Punk con ese grupo tan infravalorado llamado Parcels, pero sin duda el disco que ha hecho historia en el siglo XXI, resultando fundamental para el desarrollo de gente tan importante como Billie Eilish es ‘Yeezus’ de Kanye West. Daft Punk se involucraron en dos de las canciones clave de aquel álbum, las delirantes ‘Black Skinhead’ y ‘I Am a God’, y también en ‘On Sight’, que abre el largo, y una debilidad personal, ‘Send It Up’. Las declaraciones sobre su colaboración son escuetas («Fue muy crudo. Kanye rapeaba, como gritando de manera muy primaria, realmente»), pero todos sabemos que West consideró la colaboración tan relevante que decidió abrir ‘Yeezus’ con 3 de estas 4 canciones. ¿Acaso quedaría con las ganas de que produjeran todo el álbum?

El misterio: los cascos, las no-redes, las no-entrevistas

Por supuesto existen las fotos de Daft Punk sin cascos, por supuesto existen entrevistas con Daft Punk, y en ese sentido recomiendo el número especial monográfico de Daft Punk de Les Inrocks de 2013 que se conforma de 100 páginas exclusivamente dedicadas al grupo con entrevistas con ellos y sus colaboradores de lujo, perfiles, videografías… El dúo explica, por ejemplo, cómo inspiró la música de ‘Discovery’ entre 1975 y 1985 porque era la música que les llevaba a su infancia; cómo Thomas solía ocuparse más de la parte «técnica» de la banda, pero consideraban su último álbum «más de equipo»; o cómo se han enfrentado siempre a las malas críticas. Dice Guy-Manuel: «‘Homework’, ‘Discovery’, ‘Human After All’… todas las críticas de nuestros discos han sido en principio desastrosas, y más adelante a los periodistas parece encantarles. Es sospechoso».

Si no hablas francés, el especial te sirve para tener una instantánea de la banda sin casco a toda página, entre otras. Pero fotos y charlas solían ser la excepción que confirma la regla, y para muestra que los ejemplares de la revista estén valorados en 50 euros en Ebay. El grupo era conocido por su carácter esquivo y por prodigarse poco. La última actualización de su Instagram data de hace 4 años y el mismo parece más que nada un ejercicio de estilo con todas las fotos en el mismo formato. Imaginar siquiera que ahí Thomas y Guy-Manuel de Homem-Christo pudieran aparecer haciendo cucamonas es una verdadera fantasía. Esa sensación de misterio ha contribuido a la idea de mito que ha rodeado al dúo y que ahora más que nunca durará para siempre.

Su incapacidad para trabajar con mujeres

Daft Punk no cogieron el móvil a Madonna -como tampoco Michel Gondry- a pesar de que ella siente una devoción absoluta por el sonido francés desde los 2000. ¿Pero qué hay de una Robyn? ¿Qué hay de una Róisín Murphy? ¿M.I.A.? ¿Christine and the Queens? En la citada entrevista de Les InRocks, cuando hablan de sus modelos, son todos hombres (Warhol, Bowie, George Lucas, Kraftwerk, Kubrick); cuando hablan de sus ídolos adolescentes son todos hombres (Hendrix, Doors, la Velvet); cuando hablan de sus grupos favoritos actuales son todos hombres (MGMT, Strokes, Animal Collective).

La lista de colaboradores de ‘Random Access Memories’ es tan larga que al final te preguntas por qué entre tal cantidad de artistas, de Julian Casablancas a Panda Bear pasando por Pharrell, Paul Williams, Nile Rodgers y Todd Edwards, no hay una sola voz femenina. Entre un arsenal de ingenieros de sonido y asistentes de ingenieros de sonido que se llaman cosas como Eric, Nicolas, Peter, Seth, Kyle, Kevin, Miguel, Mike, Bill, Derek, Doug… hay que hacer mucho scroll para localizar algún tipo de nombre femenino en una proporción de 20 a 1. Los de Alana da Fonseca y Charlie Pakkari son de los escasísimos que aparecen entre decenas de hombres y más hombres que ni la Liga Santander, aunque la búsqueda merece la pena: el portfolio de Pakkari también incluye un crédito como asistente musical de ‘Con las alas al viento’ de Rocío Jurado (1993). A falta de una explicación de por qué a Daft Punk no les gustaba trabajar con voces femeninas (¿quizá porque usaban las masculinas como modo de expresión propia? ¿o la de mujeres les parecía poco robótica?), ojalá se les clave esa espinita fuerte, se den cuenta de que es una cuenta pendiente y puedan volver, sobre todo al estudio de grabación.

Rosalía y Bad Bunny, entre Magritte, Giorgio de Chirico y Dalí

4

No es la primera vez que “la Rosalía” sale en un vídeo con las cejas bien pobladas, a lo Frida Kahlo. Ya lo hizo en el clip de ‘A palé’ y en la portada de ‘Que no salga la luna’, donde evocaba el célebre autorretrato doble ‘Las dos Fridas’. En ‘La noche de anoche’ vuelve a lucir cejas tupidas, además de sus características uñazas de fantasía.

La novedad en su estilismo es un vestido que se aleja de la tradición flamenca y parece abrazar el romanticismo de la Regencia británica pasado por el filtro repipi de ‘Los Bridgerton’. El propio Bad Bunny, en batín mañanero, también parece emular el estilismo del duque de Hastings.

Por lo demás, ‘La noche de anoche’, que este fin de semana ha pasado por el famoso programa estadounidense SNL, es algo así como un cuento post coitum sobre la noche (de anoche) de San Valentín, una historia de amor del día después ambientada en un entorno que remite a la imaginería del surrealismo más clásico: cielos y arquitecturas magrittianas, entornos metafísicos a lo Giorgio de Chirico y amantes flamígeros como las jirafas en llamas dalinianas. Una metáfora, la de los amantes ardiendo, que resulta más obvia que meter el dedo índice entre el pulgar y el índice de la otra mano.

Disco de la Semana: C. Tangana y Calamaro generan amor y odio en ‘Hong Kong’

34

Este viernes 26 de febrero llega al mercado el nuevo disco de C. Tangana, ‘El madrileño’, que va a ser nuestro «Disco de la Semana». Y esta vez sí habrá edición física, e incluso Puchito ha estado firmando algunas copias para su venta en algunos grandes almacenes.

Como por todos es sabido a estas alturas, el disco ha venido precedido de 4 singles, 3 de los cuales aparecieron empatados en el número 1 de nuestra lista de mejores canciones de 2020. Hemos conocido después ‘Comerte entera’ y también conocemos ‘Un veneno’, solo que ahora aparece en el álbum en una mezcla diferente con José Feliciano. El single principal de ‘El madrileño’ tiene toda la pinta de seguir siendo durante unos cuantos meses más ‘Tú me dejaste de querer‘, pues la canción continúa en el puesto 3 de las más populares en España oficialmente y además ha llegado a ser número 1 de Los 40 Principales, con todo el sudor que al artista le suele costar entrar en radiofórmula. Pero aun así esta noche han llegado nuevas canciones al mercado.

Ya el listado de colaboraciones, con Kiko Veneno, Gypsy Kings y Elíades Ochoa, avanzaba que estaríamos ante un disco españolete, latino y tradicional y estos temas apuntan en ese sentido. ‘Nominao’ es un corte que surgió con Jorge Drexler en los Latin Grammy de 2020, versando sobre alguien que está fuera de lugar en dicha fiesta, sobre una sencilla línea de guitarra y cierta aproximación al R&B.

La polémica es mayor con ‘Hong Kong’ con Calamaro, un tema que divide tanto como lo han hecho en distintos puntos de su carrera los dos protagonistas. Puro amor/odio marca de la casa y nuestra «Canción del Día». En el vídeo producido por Little Spain, Andrés llega al lugar donde ensayan Drexler y Antón, y arrasa, llevándose desde ese momento todo el foco para bien o para mal. Se toca los huevos, toca la batería, le regala unos versos a C. Tangana… Ambos hablan en ‘Hong Kong’ de beber «hasta el agua de los floreros», de cenar «perico con navaja». La historia de salir a por tabaco y «volver sin tabaco ni mechero» es un poco más Rodríguez y explota.

El estribillo pasa de lo sórdido y arrogante a lo icónico, recordable como una canción infantil, solo que esta viene más colocada: «Tengo en el flor en el culo y un camello en Hong-Kong / tengo un cohete en el pantalón», frase esta última que también está generando críticas, si bien no es más que una referencia a la canción ‘Mil Horas’ de la banda argentina Los Abuelos De La Nada, de la cual formó parte Andrés Calamaro. También aparece este en esta minipelícula cantando ‘Jugo de tomate’ de Manal. Un tema, pues, que va tomando sentido creciéndose a guitarrazos y cerrando también ‘El madrileño’, en busca de lo épico.

¿Qué te han parecido las 2 nuevas de C. Tangana?

Ver resultados

Cargando ... Cargando ...


Tracklist:
1 – Demasiadas mujeres
2 – Tu me dejaste de querer ft. La Húngara Ninño de Elche
3 – Comerte entera ft. Toquinho
4 – Nunca Estoy
5 – Parteme la cara ft. Ed Maverick
6 – Ingobernable ft. Gypsy Kings
7 – Nominao ft. Jorge Drexlere
8 – Un veneno G-Mix ft. José Feliciano
9 – Te olvidaste ft. Omar Apollo
10 – Muriendo de envidia ft. Elíades Ochoa
11 – CAMBIA! ft. Carín León Adriel Favela
12 – Cuándo olvidaré ft. Pepe Blanco
13 – Los tontos ft. Kiko Veneno
14 – Hong Kong ft. Andrés Calamaro

Ferran Palau / Parc

Ferran Palau ha ido poco a poco dejándose conquistar por las mieles de los sintetizadores de los años 80, hasta el punto de que el mismo artista que tituló un disco con una imagen tan naturalista como las «aguas del riachuelo» ya a duras penas parece el mismo. Y lo de «mieles» va en serio, pues los teclados de ‘Parc’, su nuevo trabajo discográfico, no pueden sonar más sensuales y melosos, en sintonía con lo que el ex integrante de Anímic cuenta en las letras del disco. Porque a pesar de la estética infantiloide a la que sigue aferrado Ferran, siempre pegado a su gorra de adolescente urbanita, el artista quiere que sepas que está muy enamorado y, en ocasiones, también muy cachondo («ahora estoy contigo, y te veo diferente, no sé cómo lo haces, pero lo haces muy bien»).

Inspirado vagamente en la estética «slasher«, lo cual es perceptible en vídeos y fotos promocionales más que en la música, ‘Parc’ supone una nueva evolución en el sonido explorado por el músico de Esparraguera especialmente en sus dos álbumes previos, los premiados ‘Kevin‘ (2018) y ‘Blanc‘ (2016). Los canciones investigan la intersección entre las «slow jams» de R&B de los 80 y el «bedroom pop» más holgazán de Mac DeMarco, lo cual es obvio en cortes como el coqueto ‘Perfecte’; mientras los bpm mantienen un ritmo parsimonioso en todos los casos, sin exabruptos, y los sintetizadores gozan de más presencia que nunca, tanto cuando apuntan a las mencionadas «slow jams» eróticas de la época, como la sexy e intrigante ‘Perdó’; como cuando evocan las bandas sonoras de Vangelis, como sucede en una ‘Més enllà’ que, eso sí, «empieza con el susurro de Viernes 13».

Nunca sabremos cuán lejos podría haber llegado la inspiración cinéfila de ‘Parc’ si Ferran hubiese decidido ir un paso más allá en su camino hacia la exploración de esta estética, pues las canciones ni muerden ni empalagan, más bien parecen buscar, ante todo, resultar una experiencia agradable en lo sonoro, al optar nuevamente por un diseño de sonido minimalista y limpio que no abruma el alcance de unas melodías cucas y nada ambiciosas, las cuales a veces se pegan (‘Reflexe’) y otras no (‘Aranyes’ se sustenta más bien en el sonido de sus teclados suaves y fornidos). El disco sí sorprende en algún punto: ‘Lluny’ es un estupendo single memorable desde el primer estribillo («aún puedo ir más lejos, pero quiero que me lo pidas tú» no es una petición sexual según el contexto de la letra) y ‘Amor’ distorsiona la voz de Ferran hasta hacerla sonar apitufada, una técnica explorada por Frank Ocean o Connan Mockasin, el cual parece una influencia directa, que Ferran haría a bien de seguir descubriendo.

Ferran Palau actúa el 6 de marzo en el Festival FEMAC de Canovelles; el 10 de abril en el Festival Strenes de Girona, y el 24 de abril en el festival Guitar BCN de Barcelona.

Daft Punk anuncian su disolución: adiós a una banda revolucionaria

64

Daft Punk han anunciado su disolución tras 28 años de carrera, confirman medios como Pitchfork o NME. El influyente dúo de electrónica francés ha decidido despedirse de su público con un fragmento de su película de 2006 ‘Electroma’ llamado ‘EPILOGUE’ y que puede verse en su página web. En dicho vídeo, los dos integrantes de Daft Punk, Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo, se despiden el uno del otro antes de detonarse a sí mismos. El vídeo termina con el epitafio «1993-2021» para marcar los años de nacimiento y final de la banda.

Efectivamente es en 1993 cuando se forma Daft Punk, pero es unos años más tarde, en 1997, cuando llega al mercado su primer disco, un ‘Homework‘ que no es solo uno de los mejores de su año, sino que además resulta absolutamente revolucionario en su reinvención del house, el llamado «French house», que ellos no inventan pues surge en los años 80, pero sí perfeccionan y llevan a las listas de éxitos de todo el globo. La influencia de ‘Homework’ es alargada y llega hasta nuestros días, como saben de Justice a Monarchy, Royal Blood a La Casa Azul, de Toro y Moi a Coque Malla… pero muy especialmente The Weeknd, que en 2016 cuenta con el dúo parisino para co-producir dos de sus mayores éxitos, ‘Starboy’ y ‘I Feel it Coming’. Los dos suenan en la Super Bowl lógicamente sin la presencia de Thomas y Guy-Manuel, a quienes tampoco se esperaba por ahí… aunque alguna esperanza había. La publicista de Daft Punk, Kathryn Frazier, ha confirmado la separación del dúo al medio de Chicago sin especificar motivo, por lo que queda por saber si habido algún tipo de desacuerdo artístico entre sus integrantes, o si su disolución se debe al agotamiento o a que se han quedado sin cosas que decir.

El mencionado ‘Homework’ produce los éxitos ‘Around the World’ y ‘Da Funk’ pero es unos años después cuando sus integrantes adoptan la imagen de robots por la que serán siempre reconocidos, hasta el punto de que a día de hoy nadie sabe muy bien cuál es el aspecto de las personas que se esconden tras ellos. Su intención siempre ha sido traer el futuro a la pista de baile, y al futuro sonaron siempre sus espectaculares producciones de electrónica rompepistas: en 2001 ya ha salido ‘Believe’ de Cher, pero el dúo se apunta su propio tanto en el uso extremo del autotune en su disco ‘Discovery’, con la inclusión de los tres macrohits ‘One More Time’, ‘Harder, Better, Faster, Stronger’ y ‘Digital Love’, que no han dejado de ser pinchados en discotecas todo este tiempo después. El primero inspira prácticamente todo el ‘Fever’ de Kylie y el segundo es sampleado más adelante por Kanye West en su hit número 1 ‘Stronger’; entre estos dos lanzamientos, LCD Soundsystem les dedica uno de sus singles más emblemáticos, Madonna intenta colaborar con ellos sin éxito y Britney Spears de hecho llega a reunirse con ellos en la etapa pre-‘Toxic’… Todo esto da buena cuenta de la transversalidad de la música de Daft Punk, que fascina durante décadas a diversas generaciones, hasta hoy.

En 2012, un año antes de que llegara a la calle ‘Random Access Memories‘, reflexionábamos sobre lo atípica que resultaba entonces la adoración a un grupo que, hasta ese momento, solo había publicado dos discos buenos… porque el tercero, ‘Human After All’, lanzado en 2005, no solo recibe pobres ventas y críticas: peor que esto, el disco es con el paso de los años olvidado por la audiencia casi como si nunca hubiera existido. ‘Robot Rock’ y ‘Technologic’ aparecen en el recopilatorio de 2006 ‘Musique, Vol. 1’ porque alcanzan cierto éxito en Reino Unido, pero en este momento se intuye al grupo realmente falto de inspiración. Con un título como ‘Human After All’ incluso parece estar diciendo adiós. Sin embargo, el dúo sigue de gira, en 2007 publica el directo ‘Alive’, considerado otra cumbre en su carrera, hasta el punto de renovar por completo su reputación, y después de componer la banda sonora de ‘Tron: Legacy‘ (que no es la primera incursión de la banda en el cine, muchos años antes acompañan el lanzamiento de ‘Discovery’ con la película animada ‘Interstella 5555’), Daft Punk entra en una nueva fase de su trayectoria, la más increíble e inaudita de todas.

Contra todo pronóstico, ‘Random Access Memories’, un trabajo de disco-pop deliberadamente hortera y grabado en analógico para sonar lo más próximo posible a las producciones pop de los 70 y 80, que el grupo considera las mejores de la historia, se convierte en otro éxito mastodóntico para la formación, 20 años después de que Thomas y Guy-Manuel abandonaran su banda de indie-rock Darlin’ para ponerse los cascos y hacer historia: ‘Get Lucky’, su single con Pharrell Williams y Nile Rodgers de Chic, es la segunda canción más exitosa de 2013 solo por detrás de ‘Blurred Lines’ -¿de verdad no fue la primera?- y el largo, recordado por su bizarra campaña de promoción, se hace con el Grammy a Álbum del año. En este momento, Daft Punk consolidan su leyenda a pesar de llevar un lustro sin ofrecer un solo concierto. 8 años después de todo aquello, ya no será posible disfrutarlos en vivo a pesar de que su reputación como banda de directo no ha hecho más que crecer con el paso de los años, aunque solo haya sido por el «hype» que ha alimentado su hipotético regreso a los escenarios, rumoreado varias veces sin que jamás haya llegado a materializarse… y con el que el público sigue soñando hasta en el último momento.

La noticia de la separación de Daft Punk sorprende por su confirmación, pero visto que el dúo no ha vuelto a publicar un solo disco desde el año 2013, hay quien ya daba esta disolución por sentada. De hecho, las novedades relacionadas con el grupo han llegado a cuentagotas en los últimos tiempos: los australianos Parcels se daban a conocer en 2017 con un single co-producido por ellos; Thomas Bangalter a solas participaba en la banda sonora de ‘Climax’ o en la producción del polémico ‘Everything Now‘ de Arcade Fire y, por su cuenta, Guy-Manuel colaboraba con Charlotte Gainsbourg en ‘Rest‘. Después, la nada hasta que hace pocos meses trascendía la noticia de que Daft Punk compondrían la banda sonora de ‘Occhiali Neri’ de Dario Argento, desmentida poco después. Es momento, por tanto, de decir el adiós definitivo a una banda realmente revolucionaria.

¿Cuáles son tus discos favoritos de Daft Punk?

Ver resultados

Cargando ... Cargando ...

Cecilio G referencia su pasado en prisión para apoyar a Pablo Hasél en ‘The Animals’

0

Entre los virales que se han podido ver este fin de semana liderando Youtube España (y aún lo encontramos en el puesto 6 a la hora de redacción de esta noticia), hay que hablar de Cecilio G, que parece haber improvisado una canción que aparece en el citado visor de Google, pero no en las plataformas de streaming habituales.

Pero ‘The Animals’ lo tenía todo para transformarse en una canción que iba a gustar mucho a los seguidores de su vena más puramente rapera. Esta pista recibe su nombre de su inspiración en The Animals. El mayor hit de estos, una adaptación de la canción popular ‘The House of the Rising Sun’ (hace poco fallecía el guitarrista que ejecutó el riff inicial de este tema), conforma el estribillo de lo nuevo de Cecilio G. El resto son tres estrofas llenas de versos, siendo la tercera introducida de manera visible de esta manera: «Tercer cacho, qué pesao, macho».

Pero ‘The Animals’ es sobre todo noticia porque su vídeo contiene imágenes de las manifestaciones que se vienen sucediendo por todo el país (en este caso, Barcelona), en apoyo a Pablo Hasél, quien ha sido detenido por sus versos, entre otras cosas, contra el rey emérito. De ahí que ahora veamos a Cecilio G rapeando: «Cabrón, si soy el rey, ¿por qué no te callas?» y de ahí que referencie también su propio pasado en prisión por un delito de amenazas tras un incidente en el metro de Barcelona y otro de robo con fuerza: «Cuando anduvе preso me di cuenta de eso / que la muerte manda flores, pero nunca besos».

Un texto en el que caben Wu-Tang Clan, pero no ninguna «patrulla» «y menos la canina», así como reflexiones: «Eres como el chico que ha sufrido mucho bullying / Y en el desenlace quiere ser el malo de la movie». El autor de la estupenda y autobiográfica ‘Million Dollar Baby’ continúa, pues, de actualidad, pese a haber afirmado el verano pasado que dejaba la música. Recientemente ha publicado mixtapes como ‘TDPS2’ (segunda parte de ‘Todos presos‘) y el disco ‘SCORPIO’.

La «Canción triste de Hill Street» definitiva de Betacam

2

Betacam ha lanzado recientemente una balada a piano que cita como influencia a Elton John o Liberace, lejos del sonido synth-pop que escuchamos en su disco ‘Mítico’, uno de los mejores álbumes de 2018. Evidentemente ese clasicismo siempre ha estado en el fondo, pero esta canción que ahora estrena vídeo de Alberto de Lorite Rubio pretende mostrar su lado más descarnado y desprovisto de toda «ironía» o «cinismo». Foto: Dani Cantó.

‘Lo único que tengo’, aderezada también con una sección de cuerda, es una declaración de amor abierta en canal desde la primera línea («Te quiero cuidar / Te quiero hacer falta / Quiero estar ahí, quiero oírte dormir aunque estés constipada»). Como ‘Ojo por diente’ de Klaus&Kinski, es decir, como canción de amor moderna, no evita lo coloquial ni lo exento de glamour («Te recogeré cuando estés borracha / Diré ya está bien, te daré de comer y te llevaré a casa»). Y apuesta por mirar las cosas con la perspectiva que da la larga duración («No estamos tan mal, cualquiera lo habría dejado antes / lo hemos hecho guay, yo estaré contigo hasta que te hartes»). Tiene por tanto madera de clásico, es nuestra «Canción del Día» y hemos querido lanzar un par de preguntas a Javier Carrasco, también miembro de Rusos Blancos, sobre su composición.

Preguntamos a Betacam si hay alguna influencia concreta de los años 70 o de otro momento del pop que le haya podido llevar a escribir esta canción: «Ninguna en concreto y todas en particular, aunque está claro que casi toda esa tradición de balada al piano viene de los Beatles de ‘Hey Jude’ o ‘Let It Be’. Continúa con el Lennon de los 70, el de ‘Mother’, ‘Jealous Guy’ y ‘Mind Games’. Me gusta, porque Lennon en realidad era bastante limitado técnicamente (para las florituras ya estaba el bueno de Nicky Hopkins), pero siendo consciente de sus limitaciones, hacía muchísimo con muy poco. Hay algo también de baladón italiano de los 80, pero si hay alguien contemporáneo que lo borda es Jason Lytle de Grandaddy. Su primer disco en solitario es una preciosidad. Todas las canciones son prácticamente la misma, pero la producción es tan tan guay, con tantos detalles, que te lo tragas embobado. A veces fantaseo con pedirle que me produzca alguna canción al piano, quién sabe si en el futuro me lo podré permitir…».

Este tipo de melodías a algunos nos llevan a la melodía de la serie ochentera ‘Canción triste de Hill Street’ y el propio Betacam ha bromeado a menudo con ello en su cuenta de Twitter. Ahora se explica: «Como hijo de los 80 que soy (del 81, más bien) crecí al calor de las sintonías de televisión que llegaban (casi siempre tarde) a España. Había magia en esas melodías. No es como ahora, que puedes pasar las intros de las series o, directamente, no existen. Tenías 30 segundos para enganchar a una audiencia que podía conocerte o no y tenías que capturar la esencia de la serie en pequeñas sinfonías de 30 a 60 segundos. Piensa en las intros de ‘El Gran Héroe Americano’, ‘MacGyver’, ‘Alf’ o ‘Los Problemas Crecen’. En concreto, la cabecera de ‘Canción triste de Hill Street’ capturaba perfectamente esa melancolía y ese no-se-qué crepuscular que era lo que hacía grande la serie, aunque yo era muy pequeño cuando la pasaron en TVE 1 y apenas me enteraba de nada. Siempre bromeo con que el 80% de la música que hago viene de esa canción, pero por ejemplo en ‘Baile Letal 3’ de Rusos Blancos es que es un canteo».

Finalmente, nos deja una playlist que ha hecho con medios tiempos en los que manda el piano. Favoritas de toda la vida, donde conviven Carpenters con Eros Ramazzotti, y Mercury Rev con Sergio Dalma.

Lo mejor del mes:

‘Eso que tú me das’: Pau Donés siendo hasta el final el mismo que cantó ‘Grita’

44

A finales de los años 90 las canciones de Jarabe de Palo eran omnipresentes. Cada vez que un ser humano de este país, ya fuera un maestro despótico o un padre autoritario, pronunciaba la palabra «depende», alguien podía responder «de qué depende», y el cachondeo estaba asegurado. ‘La flaca’ vivió uno de los fenómenos más bonitos que puede experimentar un lanzamiento cultural, el «sleeper», esa obra que nadie ve venir, pero poco a poco se abre camino en el corazón de la gente. Se publicó en 1996 sin que pasase nada; hubo de esperar hasta agosto de 1997 para que el álbum que la contenía, homónimo, fuera número 1 en nuestro país, saboreando poco a poco las mieles del multiplatino. Los streamings que acumula hoy en día dicha canción son monstruosos, propios de un hit internacional. Después de ‘Grita’ y ‘El lado oscuro’, llegaron ‘Depende’, y más adelante ‘Bonito’, esta última ya tras un recopilatorio de «grandes éxitos» que Pau Donés tuvo a bien titular entre interrogaciones. Y casi 20 años después de ‘Bonito’, Jarabe de Palo se ha despedido con un último éxito, el de situar su último largo, ‘Tragas o escupes’, como uno de los 50 discos más vendidos del país en todo 2020.

Aunque para hito, que la última voluntad de Pau Donés -o una de ellas- haya sido que le veamos morir. laSexta emitía anoche el documental ‘Eso que tú me das’, la última entrevista que quiso conceder a Jordi Évole tan solo un par de semanas antes de fallecer, cuando aún no sabe si le queda tan solo «un mes, o dos, quizá una semana», pero sí que cuando los espectadores vean las imágenes, él ya no estará. Anoche escucharon sus palabras casi 3 millones de personas, la mayor audiencia de un programa de laSexta desde hace 11 meses.

El documental, que se estrenó en el Festival de Málaga, y ha sido uno de los pocos éxitos de taquilla de la era covid-19, llegando a los 250.000 espectadores y al millón de euros recaudados (una parte de ellos destinada a la lucha contra el cáncer), comienza en el coche de Évole. El periodista conduce hasta el Valle de Arán, donde se rodará la entrevista, charlando con la oncóloga del cantante. El paisaje que vemos a través de la ventanilla se va revelando precioso pero hace un tiempo de perros. Évole parece no terminar de entender por qué Pau Donés quiere hablar con él, pero acepta la que va a ser una de las entrevistas más importantes de su vida, una que no tiene la menor idea de cómo comenzar, pero que tiene el reto de romper el tabú de la muerte, desestigmatizar el cáncer, dejar de ocultar la desmejora física que supone para una persona la enfermedad.

‘Eso que tú me das’ toma su nombre del single principal del mencionado último disco de Jarabe de Palo, un dechado de optimismo, un canto a la amistad con frases como «gracias por estar» y «te estaré siempre agradecido», y eso es lo que encontramos detrás de un Pau Donés que duele ver irreconocible. Detrás de una persona enferma, vemos a una persona que mantiene la ilusión por pasear por el campo, comprar queso, ir a nadar con una hija con la que ha mantenido una relación difícil, que se ha prohibido responder WhatsApps aunque recibe «100 al día» y que sigue conduciendo su propio coche. Se intuye un pequeño deseo de ser reconocido como autor, sobre todo por otros compañeros de profesión, y el artista menciona que quiere huir de la imagen «frívola y estereotipada de la industria musical», pero sobre todo su intención es dar esa lección de vida, sin caer en términos como «luchador» o «batalla contra el cáncer».

Así, huyendo de lo lacrimógeno y celebrando el humor (el momento en que Évole le dice «vamos a entrar en materia» para preguntar en realidad si todas las canciones de Jarabe de Palo eran la misma es épico), el documental pasa de hacerte berrear, sí, en unos primeros instantes, a ir generando en el espectador a medida que avanza una extraña sensación de paz y aceptación, sobre todo cuando se cambia de espacio y nos trasladamos a un hermoso paisaje sobre el que se bromea que va a desaparecer en cuanto termine el rodaje. Ha contado Pau Donés un poco antes que no puede parar de reír y de llorar. Parecía estar parafraseando su single ‘Grita‘. El éxito de ‘Eso que tú me das’ es que no te deja doblado como otras cintas que versaron sobre la muerte o la decadencia física, de ‘Mi vida sin mí’ a ‘Million Dollar Baby’. Sorprendentemente deja más ganas de lo primero.

Madlib / Sound Ancestors

Madlib es conocido por sus proyectos de hip hop colaborativos con el recientemente desaparecido MF Doom, J Dilla o Freddie Gibbs, pero cuenta también con una extensa discografía firmada en solitario, incluido su interesante alias Quasimoto. Sin embargo, aunque ‘Sound Ancestors’ se añade a este último grupo, el disco es un trabajo elaborado a dos manos con Kieran Hebden, es decir, Four Tet, quien ha supervisado el proyecto para arreglar o editar las canciones a su gusto.

La obra de Madlib ha solido ser una verdadera «delicatessen» para los amantes del hip hop más artesano y basado en samples, y ‘Sound Ancestors’ no es una excepción. Si ‘Madvillainy‘ evocaba escenas de un mundo urbano distópico y contaminado, rodeado de edificios pringados de residuo radioactivo y de ratones huyendo de un lado a otro, ‘Sound Ancestors’ es un trabajo ligeramente más introspectivo y claustrofóbico, pero también muy interesante por los diversos samples, sonidos y estilos que emplea. Madlib, que se considera DJ antes que productor y rapero, es todo un arqueólogo y archivista sonoro, a la manera de Kanye West o los Avalanches, y aquí lo demuestra.

El disco empieza bien con el ritmo profundo e hipnótico de ‘The Call’, que basa parte de su melodía e instrumentación en la de ‘Bargain Day’ de Terry Britten, un desconocido tema de funk de los 70; y va a mejor con el paso de los minutos. La celestial ‘Road of the Lonely Ones’ se sirve de la melodía de ‘Lost in a Lonely World’ de los Ethics para fijarla en un beat robusto y relajado, ‘Dirtknock’ samplea ‘Searching for Mr. Right’ de Young Marble Giants para apretarlos a un exquisito ritmo que recuerda a ‘Voodoo‘ de D’Angelo, y ‘Loose Goose’ presenta su propia visión narcotizada del funk brasileño apoyándose en un sample de ‘A Critical Dance’ de Renaldo and the Loaf, vientos feístas incluidos.

Aunque ‘Sound Ancestors’ flaquea en una segunda mitad en la que ni el homenaje a J Dilla ni las influencias del acid se encuentran entre lo mejor que este ofrece, la sensación que deja su escucha global es satisfactoria. El disco es un paseíto en ‘Theme de Crabtree’, con ese sonido de cadenas sacudiéndose arriba y abajo, pero también una pesadilla en ‘Hopprock’, que alterna un diseño sonoro confuso y alucinado con un delicioso beat de bombo y palmas que podría durar horas; y entre otros ecos españoles (‘Latino Negro’) o brasileños (‘Duumbiyay’), ‘Sound Ancestors’ ofrece mucho más que una simple colección de instrumentales que poner de fondo.

Solå es la nueva justa ganadora del JNSP Song Contest

4

Esta semana ha terminado la 41ª edición del JNSP Song Contest de nuestros foros, resultando ganador el usuario bigchichi23, que ha presentado a la noruega Solå, que tan sólo cuenta con 9.000 oyentes mensuales en Spotify, y acaba de editar la canción que nos ocupa. ‘Last Lines’ es hoy nuestra «Canción del Día».

Segundo single de su EP ‘Feel What I Feel’ (en total tiene 4 canciones subidos a las plataformas), ‘Last Lines’ es una grabación de la escuela de Robyn (otro de sus temas se llama ‘B Mine’), con una melodía que también podrían haber escrito Carly Rae Jepsen o Peter Svensson. Solå nos habla sobre una ruptura que hay que dejar ir entre sintetizadores comunes en la década de los 80, sorprendiendo la aparición de una pequeña sección con cuerdas. La cantante escribe de manera independiente en su apartamento de Bergen, como recoge The Line of Best Fit, donde identifican también una co-autoría de Vetle Junker, quien ha colaborado con AURORA.

Dice Solå: «Cuando amas a alguien, es duro saber que la relación entre tú y esa persona no está funcionando. ‘Last Lines’ es darte cuenta de que el amor no es suficiente cuando las bases sólidas de la relación han dejado de ir bien. Como digo en la letra, a veces puede ser como si las dos personas estuvierais en diferentes islas, incapaces de tender puentes para resolver los problemas que podáis tener. ‘Last Lines’ es el último adiós para alguien».

Lo mejor del mes:

Revelación o Timo:

Las mejores canciones de febrero 2021

0

Renovamos la playlist con lo mejor del último mes, en el que os hemos hablado profusamente de los últimos discos de Bicep, Django Django o Alexanderplatz. Estamos emocionados también por la llegada de los próximos lanzamientos de gente como Ganges, Roosevelt, serpentwithfeet o el francés Eddy de Pretto. Han pasado por «Revelación o Timo» gente como Marta Movidas, No sé a quién matar o Anna B Savage, mientras seguimos atentos a los pasos de artistas como Blackpanda, Adiós Amores o Babi, todo ello sin que nos olvidemos de 2020. De allí rescatábamos canciones como la de NZCA Lines.

Ganges / 6º
Roosevelt / Lovers
NZCA Lines / Prisoner of Love
serpentwithfeet / Fellowshop
Jessie Ware / Remember Where You Are
Blackpanda / Bailo x fuera lloro x dentro
Django Django / Got Me Worried
Bicep / Fir
SG Lewis, Nile Rodgers / One More
Alexanderplatz / Un tal vez rotundo

Adiós amores / Doce navajas
Babi / Amén
Ant Cosmos / Tal vez
Selena Gomez, Rauw Alejandro, Baila conmigo
Eddy de Pretto / Bateaux-Mouches
Maria Arnal i Marcel Bagés / Fiera de mí
Love of Lesbian / El mundo
Celeste / Tonight Tonight
ELIO / CHARGER
Solå / Last Lines
Marta Movidas / Mira lo que me has hecho hacer

Isaac Dunbar / love, or the lack thereof
Exfan / Perrito
Cala Vento, Amaral / Teletecho
No sé a quién matar / Me has jodido
Alizzz / Ya no siento nada
Nathy Peluso / Delito
Anna B Savage / Baby Grand
CHAI / ACTION

Rosalía y Bad Bunny, también a punto de besarse en SNL

15

No pudimos ver a Rosalía en la Super Bowl junto a su colega The Weeknd porque, pese a los rumores y como os advertimos, la fuente parecía habérselo inventado por completo. Donde sí se ha visto a la cantante es en el mismísimo Saturday Night Live, donde Bad Bunny era este fin de semana el artista invitado a interpretar dos canciones.

Las canciones elegidas han sido ‘Te deseo lo mejor’ y ‘La noche de anoche’, lo cual significa que Rosalía ha acudido al programa para interpretar su parte en esta última, como por otro lado habían adelantado en las redes sociales. El vídeo de ‘La noche de anoche’ se estrenaba el domingo pasado con motivo del Día de San Valentín y gran parte de su juego era acercar a los dos artistas a punto de besarse y eso es lo mismo que vemos en esta sencilla puesta en escena, tan austera.

Las dos canciones aparecen en ‘El último tour del mundo’, el último de los discos que Bad Bunny publicaba el año pasado, y que ha sido número 1 en el Billboard 200 a pesar de estar íntegramente cantado en castellano. Tres meses después, continúa en el puesto 16 de tan importante lista. ‘La noche de anoche’ llegó a ser número 53 en el Billboard Hot 100 cuando salió, y ahora hay que esperar a comprobar si los millones de visualizaciones de su videoclip y esta actuación contribuyen a que el tema vuelva a la lista.



No hubo euforia: desangelada victoria de ‘Voy a quedarme’ para Eurovisión

26

No ha durado 3 horas ni ha terminado a las 2 de la mañana, como a RTVE le gusta. Eso es lo mejor que puede decirse de ‘Destino Eurovisión’, que en nuestro foro del festival, desierto y exento de cualquier tipo de hype en una noche de final nacional, nada menos, el usuario Svampita describía así: «Siguen el guión de la gala del 2001, más o menos». «Parece un festival en TV Almansa», añadía Oscar. Por lo demás, la final noruega parecía acaparar más interés.

A Blas Cantó, en televisión, da gusto verle: es guapo, parece buena gente, mira a cámara todo el rato, reprime las ganas de llorar hablando de la muerte de su padre en 2020 por cáncer y de su abuela por covid-19, y se termina de romper con las compañeras con las que intentó ir a Eurovisión Junior 2004 cuando era pequeño. Es un amor, y para muestra la intervención de Yolanda Ramos, llorando por él. «¡No sufras!», le repetía una y otra vez, «pase lo que pase», mientras uno pensaba en tatuarse el «tip». Otro tema es lo de esas canciones aspirantes a ir al certamen, que sí, son mejores que ‘Universo’ porque tal cosa no es que fuera muy difícil, pero no han inspirado la más mínima emoción en nadie con un mínimo de sentido de siglo XXI.

El artista arrancó el programa con un popurrí del festival, acompañado de una serie de bailarines y coristas que se echaron de menos en sus desangeladas actuaciones. ‘Voy a quedarme’ comenzó a capella y logró captar cierta atención, desde el principio se planteaba como favorita. No había mucho misterio: tenía más streamings en Spoti, Vanesa Martín afirmó sin rubor que la prefería, a Blas le recuerda a los que en su vida ya no están. Y ‘Memoria’ era como la hermana fea de ‘Euphoria’. Hasta Beatriz Luengo, elogiándola, las comparó. La terminaba de hundir ese técnico oculto detrás de una columna que parecía que iba a dar una sorpresa escénica, pero no. Nada pasó. Ganó ‘Voy a quedarme’, como se venía anticipando toda la noche.

Cuestionada por un grave error en los rótulos que animaban el televoto, RTVE fue capaz de organizar, de manera insólita, mejores actuaciones que las ideadas para representar a España en Eurovisión. Se invitó a una serie de cantantes amigos y colaboradores de Blas Cantó, con parte de la audiencia reivindicando a Nia como representante de 2022. ‘Lucía’ de Serrat continúa siendo un temazo, la versión del clásico de Salvador Sobral fue emocionante pese al programado speech inicial y la versión de Queen junto a Edurne fue un dechado de energía.

Una noche, pues, para alimentar los rumores de que RTVE no quiere celebrar Eurovisión, cuando las actuaciones de las canciones candidatas son las más austeras, baratas y tristes de ver de toda la noche; por mucho que después se intentara vender un exacerbado optimismo, en contradicción, simplemente imposible para este 2021: «Eurovisión vuelve con más fuerza que nunca», dijo uno. «Nos vemos en Rotterdam», añadía otro. Ya veremos si el festival no ha de celebrarse de manera telemática, aunque al menos este año se garantiza el certamen, a diferencia de la holgazanería vista el año pasado.

¿Te ha gustado 'Voy a quedarme'?

Ver resultados

Cargando ... Cargando ...


La historia de JENESAISPOP, contada por sus fundadores

72

Jenesaispop.com cumple este fin de semana 15 años. Para celebrarlo dos de los co-fundadores del site, Sebas E. Alonso y Claudio M. de Prado, junto a algunos invitados, repasan en un podcast para Ivoox y Spotify los mejores y los peores momentos de la web. El enlace a RSS es aquí. Foto: Luis Hidalgo (Ochoymedio).

-¿De dónde salió un nombre tan absurdo como JENESAISPOP?
-¿Cuáles han sido los mejores y peores artículos del site?
-Crisis en el periodismo musical: la partida de Raúl Guillén
-¿Qué pasó con Farala, el Youtuber? ¿Y con las secciones de moda y recetas?
-El odio en los comentarios. La moderación de los foros
-Financiación actual: la tienda de JENESAISPOP.

The Weather Station / Ignorance

En su 5º disco y después de más de una década de carrera, cuenta la canadiense Tamara Lindeman, líder de The Weather Station, que se ha encontrado escribiendo la primera canción pop de su carrera. Y por una cuestión de ego, de demostrarse a sí misma que podía hacerlo. Se refiere al cierre del álbum, ‘Subdivisions’, ni siquiera al single ‘Parking Lot’, una canción inspirada en las grabaciones de baladas clásicas como denota el cambio melódico en su estribillo, donde podemos conectarla con el Brill Building neoyorquino. Es llamativo que la autora de temas acústicos como ‘Came so Easy’ y el rockero ‘Free’ en álbumes anteriores no haya querido componer este álbum a la guitarra para no repetirse a sí misma.

El resultado es un disco de pop art que en ocasiones Lindeman ha escrito partiendo de un par de notas de teclado, como ha sido el caso del otro single principal del álbum, ‘Robber’, añadiendo después la banda una instrumentación que parece muy discreta pero resulta espectacular a fin de cuentas. ‘Parking Lot’ es solo una canción en la que The Weather Station observa un pájaro volar desde el aparcamiento de una sala alemana en la que se dispone a dar un concierto. Y después de que Phoebe Bridgers convirtiera en su mayor éxito una canción sobre atreverse a tocar o no en Kyoto, hay que empezar a preguntarse si es tendencia componer letras con las que es absolutamente imposible empatizar. Es en los riquísimos detalles de producción de ‘Ignorance’ donde las canciones de The Weather Station se crecen.

Hay una cierta frialdad en las grabaciones de The Weather Station. Tamara Lindeman es muy limitada como vocalista y su voz, tan poco expresiva, tiende a ir hacia dentro como la de Christine McVie. De la misma manera que era la guitarra de ‘You Make Loving Fun’ la que terminaba de convertir en un hit dicha composición realizada para ‘Rumours’ de Fleetwood Mac, en este disco suelen ser los pianos, los saxos y los punteos los que convierten en otra cosa unas composiciones que de otra manera dejarían algo indiferente. El piano que emerge en ‘Loss’ en medio de un ritmo trotón y después de que Lindeman repita varias veces que «loss is loss»; las cuerdas que se van abriendo camino a medida que avanza ‘Tried to Tell You’, y hasta el modo de hacer sonar la pandereta en el final de ‘Heart’ están entre las cumbres de este álbum.

Un álbum con un planteamiento interesante en sus textos partiendo de la base de que recibe su nombre, ‘Ignorance’, de sus ambiciones sociales. ‘Tried to Tell You’ es una canción con la que Lindeman quiere hacer ver a un amigo que sí está enamorado de su pareja al contrario de lo que él cree. Y ‘Trust’, con un cable lanzado por Owen Pallett en cuanto a arreglos, es una triste representación del final del amor que la artista no cree que pueda llegar a interpretar en vivo por lo que tiene de honesto. Pero los temas son tan variados como ‘Separated’, que más que sobre ese «divorcio» al que apela, va sobre Twitter y la división que encontramos en esta red social; ‘Atlantic’, que habla sobre cambio climático; o ‘Robber’, que habla sobre capitalismo, reflexionando sobre quiénes son los «ladrones» y apelando directamente a los «bancos».

‘Ignorance’ no nos habla tanto de teorías de la conspiración ni sobre contra quién votar en unas elecciones sino de nuestra propia alienación y disconformidad con el mundo, sobre el modo en que nos escondemos de la realidad y la belleza que emerge a través de todo. Puede ser un punteo que te hace cosquillas a través de los auriculares o puede ser una flauta que aparece durante un segundo en ‘Atlantic’. The Weather Station, como otros grandes seguidores de la paciencia y la calma, de The National a The Antlers, saben recordarte que tal belleza existe.

Kanye West y Kim Kardashian se divorcian

56

Como se rumoreaba en enero tras una noticia aparecida en PageSix, Kanye West y Kim Kardashian, una de las parejas más mediáticas de Hollywood, dan por terminado su matrimonio. Así lo confirma ahora TMZ, que acredita que ha sido finalmente Kardashian quien ha dado el paso legal final. Según sus fuentes, el divorcio es todo lo amistoso que puede ser un divorcio.

Se rumoreaba que el músico y la empresaria, que comparten cuatro hijos, buscaban el divorcio por diversas razones: él ya «no soporta» a la familia Kardashian y su «vida de estrellas de reality show», mientras ella está estudiando para convertirse en abogada debido a su compromiso con el proyecto de reforma penitenciaria en el que lleva años enfrascada, y las «locuras» de su marido, que el año pasado entró en la carrera presidencial sin jamás haber votado, le distraen de su proyecto social. En un tuit publicado el mes de julio, Kanye escribió que lleva intentando divorciarse de Kim desde noviembre de 2018.

Por supuesto, Kim Kardashian ha formado parte de la obra de Kanye West prácticamente desde que se conocieron: la canción más popular de Kanye dedicada a su esposa es ‘Bound 2’, en cuyo icónico videoclip aparecían ambos acaramelados subidos a una moto. Por otro lado, la letra de ‘Lost in the World’, la canción que cierra ‘My Beautiful Dark Twisted Fantasy’, está extraída de un poema que Kanye escribió a Kim un mes antes de su lanzamiento por su 30 cumpleaños. Más recientemente, Kanye, Kim, sus hijos y Kris Jenner aparecían en el extraño vídeo de ‘Closed on Sunday’.

‘Hold Fast’ puede ser un antes y un después para Django Django

0

‘Glowing in the Dark’ de Django Django está siendo nuestro «Disco de la Semana» gracias a canciones como ‘Hold Fast’. A la retahíla de singles que encontramos destacados en la pegatina del CD como si estuviéramos todavía en los años 90 (‘Free from Gravity’, ‘Spirals’, y ahora ‘Waking Up’ con Charlotte Gainsbourg) hay que sumar joyas perdidas como este ‘Hold Fast’ que seleccionamos hoy como «Canción del Día».

Cuando está a punto de cerrarse el disco, ‘Hold Fast’ ofrece otra cara de Django Django: de alguna manera es una canción que encajaría en un concierto de Caribou por lo que tiene de evasivo y por cierto carácter de «canción-río». No hay estribillo, sino que la melodía va fluyendo poco a poco, provocando cierta sensación de levitar. Una guitarra tipo New Order emerge y el sonido orgánico del grupo está ahí, pero el grupo parece haber abierto a lo grande la puerta de la pista de baile, cosa que les sienta fenomenal.

Es más o menos también lo que nos cuenta una letra que nos habla de «esperar pacientemente», de cómo resistiremos llueva o «truene», concluyendo al término del primer párrafo: «pronto seremos libres». Una sensación de liberación con la que solo podemos comulgar, y que nos hace pensar en un futuro hipotético de Django Django, más encarrilado a este estilo musical.

Las claves visuales de… ‘Chemtrails Over The Country Club’

15

‘Mujeres que corren con los lobos’ de la psicoanalista Clarissa Pinkola Estés, es uno de los grandes iconos de la literatura feminista, un longseller sobre la “feminidad salvaje” que se lleva reeditando de forma ininterrumpida desde los años noventa (la última edición en España es de este mismo mes, en Ediciones B). ‘Chemtrails Over The Country Club’ parece rodado bajo el influjo de ese libro.

El videoclip comienza como la típica fantasía pija-retro de la cantante neoyorquina: una señorona conduciendo un Mercedes descapotable y haciendo cosas de rica –ir a la compra como quien va a una boda, pintar oleos enjoyada y vestida de blanco, acariciar pavos reales, conducir sin manos-, situada en un ambiente de estética cuqui-vintage y enmarcada por un formato 4:3 que refuerza aún más su discurso nostálgico.

Pero algo parece agitar ese relato de texturas oníricas, como un ensueño filmado en Super 8. Son una serie de insertos visuales y sonoros, entre ellos un tornado que recuerda al de ‘El mago de Oz’, que anuncian la ruptura de la narración: el encuadre se abre a 16:9 (un recurso que empieza a estar un poco manoseado) y el relato se convierte en una alegoría mágico-feminista, en un aquelarre liberador, como una mujer-loba transformándose en una noche de luna llena. Más críticas «Estética de videoclip», aquí.

«Antes de Django Django, quería era ser un gran DJ como Laurent Garnier»

2

Django Django acaban de publicar el que a todas luces promete ser el disco mejor valorado de toda su carrera a la larga, un ‘Glowing in the Dark‘ que es el Disco de la Semana en estas páginas. Más valorado, decimos… incluso más que su debut nominado al Mercury. Las críticas ya lo sitúan por encima de aquel, sin que los otros dos discos de la banda de Londres se queden demasiado atrás. Es un momento estupendo, por tanto, para reunirse con Django Django y hablar sobre las nuevas canciones que han entregado al mundo post-pandemia. Nos atiende Dave vía Zoom para hablarnos de su pasado como DJ y también de su aversión a las redes sociales.

¿Qué significa este disco para ti?
Este disco es una continuación de ‘Marble Skies‘. Los sonidos que exploramos parten de los del anterior, ya que cuando terminamos aquel disco casi empezamos el siguiente. Algunas de estas canciones nuevas las llegamos a presentar hace tiempo en directos por Estados Unidos y México. ‘Glowing in the Dark’ es otro álbum de Django Django, pero mejor, porque creo que con el tiempo hemos mejorado, perfeccionado la fórmula, y aprendido a hacer mejores canciones. Es una progresión del disco anterior.

El disco tiene un sonido «de banda», no es un experimento de estudio. El confinamiento no os ha llevado por esa dirección…
«Glowing» efectivamente es más «de directo» que nuestros álbumes previos, no se basa tanto en los samples como los anteriores. Cuando yo empecé a componer música, hacía hip-hop y poseía un sampler muy bueno, por lo que esta filosofía la terminé aplicando a la música de Django Django. Este disco es mucho más «vivo», nace de tocar todos juntos en la misma sala.

¿Habéis tenido oportunidad de ensayarlo para futuros directos?
Realmente no, solo hemos hecho sesiones acústicas de las canciones, cada uno desde su casa, tocando cada uno en una ubicación diferente. ‘Spirals’ sí la hemos tocado propiamente en directo, ‘Waking Up’ también, pero todavía tenemos que averiguar exactamente cómo vamos a tocar este disco en vivo.

¿Cómo has lidiado con la cuarentena en su momento más duro?
Hay días en que he estado más creativo y motivado, y otros en que esto no ha sido así en absoluto. Ha sido difícil para todos porque las cosas que normalmente haces para mantenerte alegre y feliz, como ver a tu familia o a tus amigos, no las has podido hacer, así que ha tocado ir sobre la marcha y no ser demasiado duro con uno mismo. A veces solo hay que esperar a que llegue la inspiración.

¿’Spirals’ siempre iba a ser la primera pista del disco?
Creo que sí. La escribimos con la intención de tocarla en directo, y como empieza con esa melodía que se acelera cada vez más, para nosotros era obvio que tenía que abrir el álbum, porque iba a sonar rara en otro lugar. No nos rompimos mucho la cabeza para tomar esta decisión.

Got Me Worried‘ me recuerda un poco a ‘Walk Like an Egyptian’ de las Bangles, ¿nadie os lo ha dicho?
Me encanta esa canción pero nadie nos ha dicho que se parezca ni lo había pensado realmente. Quizá haya sido una influencia del subconsciente porque de pequeño la escuchaba mucho, era un gran éxito en la época en que yo iba al colegio.

¿De dónde salen los aplausos que suenan al final de la canción?
Es un sample sacado de un vídeo cualquiera que he encontrado en Youtube, de un público aplaudiendo. Existe una página web llamada Sounddogs en la que es posible encontrar samples por 3 dólares, de sonidos de lluvia, de público aplaudiendo, de una persona saludando… Es una web que uso bastante.

«Dave: Yo quería era ser un gran DJ como Laurent Garnier. Django Django supuso un giro extraño en mi vida»

¿Cómo ha surgido la colaboración con Charlotte Gainsbourg?
Cuando terminamos la maqueta de ‘Waking Up’ se me ocurrió que a la canción le faltaba algo, como una cantante distinta, así que pensamos en Charlotte porque formamos parte del mismo sello, Because Music, y porque ya le hicimos un remix hace unos años, de su tema ‘Trick Pony’. Con esta idea escribimos al sello para que la contactase y ella aceptó de manera inmediata, así que vino a París a grabar la canción con nosotros.

¿Escucháis su música o simplemente os gusta su voz?
Me gusta su voz. Hace tiempo hizo un disco producido por Beck, ‘IRM‘, el que incluye ‘Trick Pony’, que es una canción que me encanta, y cuando escuchaba ‘Waking Up’ no podía dejar de pensar en esa canción.

¿Cuál es el tema de ‘Glowing in the Dark’ del que te sientes más orgulloso?
‘Asking for More’ es una de las mejores composiciones que ha hecho Jimmie, el bajista. Me gusta mucho ‘The Ark’ porque es un instrumental loquisimo, fue muy divertido de crear por lo libre que es, al no tener que preocuparme por estructuras y estribillos. También me gusta mucho ‘Kick the Devil Out’.

«Dave: La gente pasa demasiado tiempo en las redes sociales, pero me mola que los jóvenes descubran una canción de Fleetwood Mac por un viral»

‘The Ark’ presenta sonidos muy acid. ¿Os inspira esta época de la música?
Mucho. Yo empecé a pinchar en 1992 y en mis sesiones metía hardcore, rave, tecno, industrial… Cuando salió el jungle también me aficioné… Llevo comprando discos de este estilo desde 1991. Django Django supuso un giro extraño en mi vida porque antes lo que hacía era house y techno. Con Django Django empecé realmente a escribir y a producir canciones, pero antes lo que quería era ser un gran DJ como Laurent Garnier. La música electrónica forma parte de mi vida y siempre intento introducirla en la música de Django Django. A veces (mis compañeros) no me dejan pero intento colarla de vez en cuando.

¿Teníais los singles claros en vuestra cabeza? ‘Free from Gravity’ es muy pegadiza…
‘Free from Gravity’ no iba a ser single. Cuando entregamos el álbum al sello para ser mezclado fue cuando la gente empezó a comentar que debería ser un sencillo. Entonces se me ocurrió la idea del vídeo. Los singles son extraños, solo puedes escoger uno y esperar lo mejor.

Ahora son las plataformas de streaming los que dictan qué va a ser un single y qué no…
Es cierto que, a menudo, los singles no funcionan tan bien como un tema cualquiera de un disco que no ha sido sencillo. Especialmente en Estados Unidos los anuncios y los programas de television ayudan a que una canción sea popular, más que salir en la radio o hacer vídeos.

Supongo que no estás muy familiarizado con TikTok.
Soy demasiado viejo para estas cosas, si ya me cuesta usar Instagram… Las redes sociales son para la gente más joven. No quiero decir que yo sea súper mayor, pero a mí me gusta comprar álbumes, no me va el streaming. Me parece un incordio. La gente pasa demasiado tiempo en las redes sociales. Pero que los jóvenes descubran una canción de Fleetwood Mac por un viral sí me mola.

«Dave: Siempre he luchado por producir nuestra música con nuestro equipo de mierda y creo que con el tiempo hemos mejorado mucho en el arte de producir»

¿Escucháis música para inspiraros o preferís grabar con la mente más en blanco?
Yo cuando escucho algo que me gusta lo almaceno en mi mente. Tengo ideas almacenadas en mi cabeza desde los años 90, y no me preocupo demasiado por lo que hacen los demás. Me limito a comprar discos en Discogs o sonidos o ruidos que quiero samplear y dejo que ellos me dirijan hacia donde puede ir una canción u otra. No pienso demasiado en el sonido global de una canción en ese sentido.

El año que viene se cumplirán 10 años de vuestro debut. ¿Cómo lo veis a día de hoy?
De esa época recuerdo más que nada que estábamos continuamente de gira. Cuando salió el disco en 2012 estábamos en shock de poder viajar tanto, pero los últimos 10 años antes de que llegara la covid han sido parecidos, de tocar mucho. El disco como tal no lo he escuchado en 10 años. Recuerdo que en ese momento no sabíamos muy bien qué estábamos haciendo, y además disponíamos de un presupuesto paupérrimo. Ahora intento pensar en cómo suena y seguramente tendría muchos problemas con la grabación, con algunas decisiones tomadas, pero creo que a la gente le gusta tanto ese disco precisamente porque es crudo y espontáneo, no está sobreproducido como tantos otros.

A la gente le suele gustar la música que suena fresca, que no suena perfeccionista, como si se le hubiera dado demasiadas vueltas.
Por esta razón producimos todos nosotros mismos, en nuestro propio estudio. No soporto la música que está producida de más. Percibo este problema en la música de muchas bandas americanas y creo que es terrible. Yo siempre he luchado por producir nuestra música con nuestro equipo de mierda (ríe) y creo que con el tiempo hemos mejorado mucho en el arte de producir. Los discos pueden sonar mejor, más profesionales, pero nuestras herramientas no han cambiado en absoluto.

¿Escuchas música nueva?
Realmente no, lo que más escucho es música antigua de los 60, 70 y 80, y música house de los 90, como la de Chicago, o la de ciertos sellos. Solo ocasionalmente escucho música nueva, pero no estoy metido en el mundo de las playlists, solo escucho vinilos.

Maria Arnal y Marcel Bagés, top 1 en JENESAISPOP; Jessie Ware, Sufjan y Alizzz, top 5

5

Maria Arnal y Marcel Bagès son el nuevo número 1 de JENESAISPOP, subiendo desde el puesto 3. Gracias a las nuevas normas del top, encontramos varias novedades a continuación: los últimos singles de Jessie Ware, Sufjan Stevens y Alizzz llegan al top 4. También entran Cardi B, SG Lewis y Foo Fighters. Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones de hace 10 semanas. Foto: Alex Rademakers.

Top Ant. Peak Sem. Canción Artista
1 3 1 2 Fiera de mí María Arnal, Marcel Bagés Vota
2 2 1 Remember Where You Are Jessie Ware Vota
3 3 1 Tell Me You Love Me Sufjan Stevens Vota
4 4 1 Ya no siento nada Alizzz Vota
5 1 1 5 MERICHANE Zahara Vota
6 4 2 4 Perra Rigoberta Bandini Vota
7 5 5 5 Save Your Tears The Weeknd Vota
8 2 1 6 Chemtrails Over the Country Club Lana del Rey Vota
9 6 6 2 Delito Nathy Peluso Vota
10 36 10 3 Bailo x fuera, lloro x dentro Blackpanda Vota
11 9 9 3 Don’t Judge Me FKA twigs, Headie One, Fred again Vota
12 34 12 2 Love Is Back Celeste Vota
13 13 1 Up Cardi B Vota
14 16 14 2 Deja Bomba Estéreo Vota
15 15 1 One More SG Lewis, Nile Rodgers Vota
16 7 7 5 Comerte entera C. Tangana Vota
17 13 13 6 Too Many Drugs Rigoberta Bandini Vota
18 19 18 5 Your Body Changes Everything (Boy Harsher Remix) Perfume Genius Vota
19 11 1 7 Real Groove Kylie Minogue Vota
20 17 17 2 Hope Arlo Parks Vota
21 27 21 4 Apricots Bicep Vota
22 21 1 33 What’s Your Pleasure? Jessie Ware Vota
23 20 20 5 Lose Your Head London Grammar Vota
24 15 15 3 Murcia Delenda Est Alexanderplatz Vota
25 8 8 3 El Mundo Love of Lesbian Vota
26 10 10 5 Tumbado en el jardín viendo atardecer Sen Senra Vota
27 31 1 66 Blinding Lights The Weeknd Vota
28 28 1 Waiting on a War Foo Fighters Vota
29 14 14 5 drivers license Olivia Rodrigo Vota
30 12 12 3 Teletecho Cala Vento, Amaral Vota
31 18 9 8 Prisoner Miley Cyrus, Dua Lipa Vota
32 30 30 2 All My Favourite Songs Weezer Vota
33 31 1 56 Physical Dua Lipa Vota
34 24 7 23 In Spain We Call It Soledad Rigoberta Bandini Vota
35 32 1 17 El encuentro Alizzz, Amaia Vota
36 33 1 20 Levitating Dua Lipa Vota
37 28 1 69 Don’t Start Now Dua Lipa Vota
38 26 26 4 Come In Closer Rhye Vota
39 35 1 27 Midnight Sky Miley Cyrus Vota
40 37 1 30 Say Something Kylie Minogue Vota
Candidatos Canción Artista
El invento José González Vota
Mira lo que me has hecho hacer Marta Movidas Vota
Bateaux-Mouches Eddy de Pretto Vota
Heat Waves Glass Animals Vota
Action CHAI Vota
Lovers Roosevelt Vota
Doce navajas Adiós Amores Vota
Free from Gravity Django Django Vota
Ese o ese Anaju Vota
Change Pale Waves Vota

Vota por todas las canciones que más te gusten

  • What’s Your Pleasure?, de Jessie Ware (5%, 55 Votos)
  • Levitating, de Dua Lipa (5%, 54 Votos)
  • Chemtrails Over the Country Club, de Lana del Rey (5%, 52 Votos)
  • Save Your Tears, de The Weeknd (4%, 49 Votos)
  • MERICHANE, de Zahara (4%, 48 Votos)
  • Midnight Sky, de Miley Cyrus (4%, 48 Votos)
  • Don’t Start Now, de Dua Lipa (4%, 47 Votos)
  • Blinding Lights, de the Weeknd (4%, 46 Votos)
  • Physical, de Dua Lipa (4%, 44 Votos)
  • Remember Where You Are, de Jessie Ware (4%, 41 Votos)
  • El encuentro, de Alizzz, Amaia (3%, 39 Votos)
  • Fiera de mí, de María Arnal, Marcel Bagés (3%, 37 Votos)
  • Prisoner, de Miley Cyrus, Dua Lipa (3%, 35 Votos)
  • Real Groove, de Kylie Minogue (3%, 34 Votos)
  • Say Something, de Kylie Minogue (3%, 33 Votos)
  • Tell Me You Love Me, de Sufjan Stevens (3%, 33 Votos)
  • In Spain We Call It Soledad, de Rigoberta Bandini (3%, 31 Votos)
  • Perra, de Rigoberta Bandini (3%, 30 Votos)
  • Delito, de Nathy Peluso (2%, 23 Votos)
  • Ya no siento nada, de Alizzz (2%, 23 Votos)
  • Too Many Drugs, de Rigoberta Bandini (2%, 22 Votos)
  • Your Body Changes Everything (Boy Harsher Remix), de Perfume Genius (2%, 22 Votos)
  • Comerte entera, de C. Tangana (2%, 21 Votos)
  • Don’t Judge Me, de FKA twigs, Headie One, Fred again (2%, 21 Votos)
  • Murcia Delenda Est, de Alexanderplatz (2%, 20 Votos)
  • Tumbado en el jardín viendo atardecer, de Sen Senra (2%, 19 Votos)
  • drivers license, de Olivia Rodrigo (2%, 18 Votos)
  • Apricots, de Bicep (1%, 17 Votos)
  • Lovers, de Roosevelt (1%, 16 Votos)
  • Hope, de Arlo Parks (1%, 16 Votos)
  • El Mundo, de Love of Lesbian (1%, 13 Votos)
  • One More, de SG Lewis, Nile Rodgers (1%, 12 Votos)
  • All My Favourite Songs, de Weezer (1%, 12 Votos)
  • Lose Your Head, de London Grammar (1%, 11 Votos)
  • Love Is Back, de Celeste (1%, 11 Votos)
  • Up, de Cardi B (1%, 10 Votos)
  • Teletecho, de Cala Vento, Amaral (1%, 10 Votos)
  • Come In Closer, de Rhye (1%, 10 Votos)
  • Free from Gravity, de Django Django (1%, 8 Votos)
  • Waiting on a War, de Foo Fighters (1%, 7 Votos)
  • Heat Waves, de Glass Animals (1%, 7 Votos)
  • Deja, de Bomba Estéreo (1%, 7 Votos)
  • Action, de CHAI (1%, 6 Votos)
  • Doce navajas, de Adiós Amores (1%, 6 Votos)
  • Ese o ese, de Anaju (1%, 6 Votos)
  • El invento, de José González (0%, 5 Votos)
  • Bailo x fuera, lloro x dentro, de Blackpanda (0%, 4 Votos)
  • Mira lo que me has hecho hacer, de Marta Movidas (0%, 2 Votos)
  • Bateaux-Mouches, de Eddy de Pretto (0%, 2 Votos)
  • Change, de Pale Waves (0%, 2 Votos)

Votos totales: 174

Cargando ... Cargando ...

Amaia ve en ‘El encuentro’ el punto de partida de su próxima música

15

Amaia es este finde la portada de la nueva edición de S Moda a raíz de una entrevista en la que la cantante avanza de manera tímida sus próximos pasos musicales. Lo más significativo que indica es que ‘El encuentro’, su tema con Alizzz, será un punto de partida en su carrera. Se trata de una producción más avanzada que la oída en su disco ‘Pero no pasa nada’, sin que la cantante sacrifique su esencia ni su espontaneidad, que aparece desde el primer «Uy».

Dice ahora: «Quiero que ‘El encuentro’ sea un nuevo punto de partida. Necesito que se note una evolución en mi carrera, también con la nueva música con la que estoy trabajando. Ya estoy trabajando sobre ella y la gente notará un cambio». Algo que ya dijo desde el principio cuando afirmaba que probaría estilos diferentes. Nos contaba hace casi 2 años exactamente lo mismo: «No me cierro a nada. Me gustan muchos estilos de música. Cuando me gusta una canción generalmente me gusta cantarla y disfruto haciéndola. Me lo paso bien. Estoy cómoda en varios estilos. Lo que estoy haciendo ahora y como es el disco no significa que yo sea así para siempre. Tengo 20 años y quiero probar más cosas».

Eso sí, no se ve como una reina del pop: «Uy, es que a mí no me interesa nada eso de la diva pop. Ni sé cómo es una ni sé quién lo es ahora ni me preocupa serlo, yo no voy por ahí para nada». Además, no parece temer al futuro: «puede que un día dé un concierto y solo vengan cinco personas, que también esto se puede acabar».

‘El encuentro’ no ha tenido un recorrido larguísimo en la lista española de hits, donde fue top 36, pero sí ha tenido una trayectoria más regular que los singles de ‘Pero no pasa nada’, superando los 7 millones de streamings (un disco de oro) y durando en el top 100 algo más de un mes, en contra de lo que ella acostumbra, siendo una artista más de álbumes. ‘El encuentro’ ha pasado 75 días en el top 200 de Spotify España (ahora mismo es re-entrada en el puesto 187), sin haber obtenido un gran apoyo de las radios, lo que se traduce en que no ha sido un pelotazo multiplatino, pero sí mantiene su pequeño recorrido como «grower».

Adiós Amores combinan navajas con vestidos en su siniestro nuevo single

0

Se jacta su hoja de promo de que Adiós Amores mantienen una «relajada carrera de singles». Lo cierto es que se han tomado con toda la calma que cabe en este mundo sacar más canciones tras el pequeño revuelo que supuso hace un año el lanzamiento de ‘Charlotte’, una de las mejores canciones de 2020. Con la de hoy son 4 en total las composiciones del dúo sevillano que aparecen en las plataformas de streaming. Portada: Ana de la Cuadra.

En cualquier caso, las sevillanas Ana Villadares (voz, guitarra, sintes) e Iman Amar (voz, guitarra) mantienen el listón con ‘Doce navajas’, una composición siniestra y sangrienta que no tiene nada que ver con el clásico de Mecano. Esta en cambio se nutre del folk psicodélico de finales de los 60, llevándonos a los sonidos de gente como United States of America o, recientemente, Cat’s Eyes y Broadcast. La melodía, eso sí, no renuncia a la canción española de los 70, y podría haber sido escrita por Cecilia o Mari Trini, mientras la producción incorpora elementos más de americana.

«Doce navajas tengo en mi cajón, cada una de ellas de distinto color, para combinarlas con mis vestidos y así poder llevar una conmigo» es el intrigante arranque de este corte que mantiene la tensión gracias a su abstracción y misterio, y también a una dicción ininteligible común al género (al indie español de los 90 y al shoegaze británico algo anterior). Te gustará si te gusta el catálogo de Elefant y Prin La La. El tema se edita en un 7″ junto a la ya conocida y agitada ‘La Fuente’.

Lo mejor del mes:

Ready for the Weekend: SG Lewis, Ariana Grande, Triángulo, Haim con Taylor Swift, Alba Reche…

7

Hoy viernes 19 de febrero salen los nuevos discos de SG Lewis, Mogwai, Ferran Palau o The Hold Steady, además de las reediciones de los últimos lanzamientos de Ariana Grande, con cuatro temas antes inéditos y el remix de ’34+35′ con Megan Thee Stallion y Doja Cat, y de Haim, con remixes de ‘Gasoline’ con Taylor Swift y ‘3am’ con Thundercat. También ven la luz la banda sonora de ‘CRESTONE’ por Animal Collective y nuevos epés de Nicola Cruz y Kelly Rowland.

La cosecha de singles nuevos deja propuestas destacadas como la de Samantha Hudson, que aparca monentáneamente su podcast con Jordi Cruz para visitar la pista de baile de la mano de Putochinomaricón (ojo al mural que han dedicado a la artista en Madrid), que sigue demostrando su afición a la PC Music; o Alba Reche, que lanza un extraño tema semi bailable. Atención también al primer adelanto del álbum de remixes de Triángulo de Amor Bizarro, al posible éxito de Alan Walker con salem ilese o al nuevo avance de ‘Sueños de Dalí’, el disco que Paloma Mami publica el 18 de marzo.

En los últimos días u horas ha sido posible escuchar el sorprendente nuevo single de Zahara, el inesperado regreso de José González en español, los retornos de Iceage, Manchester Orchestra (de actualidad por su trabajo con Paris Jackson) o Crowded House, el enésimo adelanto de ‘Corazón cromado’ de Sen Senra, el nuevo corte de shoegaze-pop satírico de Los Planetas, el homenaje de Dawn Richard al dance de los 90 o un tema previamente inédito del notable ‘forevher’ de Shura, que también ha sido reeditado.

Ya en nuestra playlist de novedades actualizada puedes escuchar también lo nuevo de Conan Gray, Faithless con Mala Rodríguez (sí, en serio), Tom Odell, Purple Disco Machine, Hens, Isaac Dunbar, Luis Fonsi con Rauw Alejandro, Sondre Lerche o Tórtel.

Francia permitirá festivales con aforo para 5.000 personas este verano

6

Se abre cierta esperanza para la celebración de eventos este año pese a la lentitud con que avanza el proceso de vacunación contra la covid-19 en la Europa continental. Según informa Newtral, Francia volverá a permitir que haya festivales y conciertos de música este verano, con un aforo limitado a 5.000 personas y siempre que estas permanezcan sentadas y alejadas entre sí. La noticia es muy llamativa porque Francia tiene unas restricciones mucho más severas que España pese a que su incidencia de contagios es mucho menor: su toque de queda es de 18.00 a 6.00 y los bares, gimnasios, cines y museos están cerrados desde finales de octubre.

La noticia está en sintonía con lo que nos adelantaban Dorian en un reportaje sobre músicos y pandemias que publicábamos hace unas semanas: «2021 será un año puente. Por un lado todo el mundo en la industria da por hecho que no se celebrarán eventos masivos ni grandes giras. Sin embargo, todo apunta a que se organizarán conciertos que multiplicarán por dos o incluso por tres los aforos permitidos el año pasado. En estos momentos tenemos muchas ofertas sobre la mesa que van en esa línea, y estamos escogiendo qué ruta haremos. Lo que peor veo es el clubbing. No sé cuándo podremos volver a bailar y a pinchar libremente en una pista de baile». Parece, pues, que hay cierta esperanza en 2021 para los eventos al aire libre, aunque no como los recordábamos de la prehistoria, 2019.

Es de esperar que si el ministerio de Cultura de Francia está planeando ya cómo va a ser su verano, pronto sigan los homólogos en el resto de Europa, Rodríguez Uribes incluido. La fuente de esta noticia es una reunión de la ministra de Cultura francesa Roselyne Bachelot con organizadores de festivales y representantes del sector. Además, Bachelot ha anunciado la puesta en marcha de un fondo económico de 30 millones de euros para ayudar a los festivales, reservado a los que se vean obligados a modificar o a anular sus programas. Próximamente habrá más ayudas para el sector galo. En España en estos momentos se ha inmunizado al 2,4% de la población. El gobierno tenía previsto llegar al 70% este verano, pero ya han retrasado unos meses dicha previsión.